fbpx
Wikipedia

Historia de la estética

La historia de la estética es una disciplina de las ciencias sociales que estudia la evolución de las ideas estéticas a lo largo del tiempo.[1]​ La estética es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera en que el ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo circundante, dando lugar al conocimiento sensible, adquirido a través de los sentidos.[nota 1]​ Entre los diversos objetos de estudio de la estética figuran la belleza o los juicios de gusto, así como las distintas maneras de interpretarlos por parte del ser humano. Por tanto, la estética está íntimamente ligada al arte y al estudio de la historia del arte, analizando los diversos estilos y periodos artísticos conforme a los diversos componentes estéticos que en ellos se encuentran. A menudo se suele denominar la estética como una «filosofía del arte».[nota 2]

El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, ejemplo arquetípico de belleza clásica.
Los cinco sentidos, de Hans Makart.
El Hombre vitruviano, de Leonardo da Vinci, estudio de las proporciones en el cuerpo humano.

El término estética proviene del griego αἴσθησις (aísthêsis), «sensación». Fue introducido por el filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten en su obra Reflexiones filosóficas acerca de la poesía (1735), y más tarde en su Aesthetica (1750).[2]​ Así pues, la historia de la estética, rigurosamente hablando, comenzaría con Baumgarten en el siglo XVIII, sobre todo con la sistematización de esta disciplina realizada por Immanuel Kant. Sin embargo, el concepto es aplicable a los estudios sobre el tema efectuados por los filósofos anteriores, especialmente desde la Grecia clásica. Cabe señalar, por ejemplo, que los antiguos griegos tenían un vocablo equiparable al actual concepto de estética, que era φιλοκαλία (filocalía), «amor a la belleza».[nota 3]​ Se podría decir que en Grecia nació la estética como concepto, mientras que con Baumgarten se convirtió en una rama de la filosofía.[nota 4]

La estética es una reflexión filosófica que se hace sobre objetos artísticos y naturales, y que produce un «juicio estético». La percepción sensorial, una vez analizada por la inteligencia humana, produce ideas, que son abstracciones de la mente, y que pueden ser objetivas o subjetivas. Estas ideas provocan juicios, al relacionar elementos sensoriales; a su vez, la relación de juicios es razonamiento. El objetivo de la estética es analizar los razonamientos producidos por dichas relaciones de juicios. Por otro lado, las ideas evolucionan con el tiempo, adaptándose a las corrientes culturales de cada época. En consecuencia, dicha evolución es también el objeto de estudio de la historia de la estética.[3]

Antigüedad clásica

 

Grecia

Para los griegos preclásicos –como se puede percibir en la obra de Homero–, la belleza era tanto la natural como la de un objeto hecho por el hombre, si bien no tenía una definición clara y se asociaba generalmente con otras cualidades: lo bello (τò καλόν) es lo que gusta, lo que resulta grato a la mirada del espectador.[nota 5][4]​ El pensamiento preclásico era mitológico, interpretaban el mundo a través de mitos y fábulas. El μύθος (mýthos) permitió la aparición de otro tipo de pensamiento, el λόγος (lógos), más lógico y reflexivo, que interpretó el mundo mediante conceptos físicos, dando lugar a la filosofía. Hesíodo representa el paso entre este pensamiento mítico y el lógico, explicando el origen de los conceptos mitológicos de manera racional. Por otro lado, el primero en plantearse el mundo de forma racional fue Tales de Mileto, que comenzó a fijarse en la naturaleza, deduciendo sus leyes. Posteriormente, Pitágoras interpretó la naturaleza en función de relaciones matemáticas: en su estudio de la música se dio cuenta de que esta depende de proporciones matemáticas, según la longitud de las cuerdas tensadas en los instrumentos musicales. Partiendo de aquí creó una teoría terapéutica de la música, la cual opinaba que es capaz de restaurar la armonía del alma del ser humano.[5]

Durante la era de Pericles, en el llamado periodo clásico griego, el arte gozó de un gran esplendor, generando un estilo naturalista de interpretar la realidad: los artistas griegos se inspiraban en la naturaleza obedeciendo unas proporciones y unas reglas (κανών, canon) que permitiesen la captación de esta realidad por parte del espectador, recurriendo si era necesario al escorzo. Se perseguía un concepto de belleza basado en la realidad natural pero idealizado con la incorporación de una visión subjetiva que reflejaba la armonía de cuerpo y alma, equiparando belleza con bondad (καλοκαγαθία, kalokagathía).[nota 6]

Uno de los primeros filósofos en ocuparse de temas relacionados con la estética –sobre todo el arte y la poesía– fue Demócrito, quien bajo una actitud empírica estudió el arte de forma más descriptiva que conceptual, considerándolo reflejo de la obra natural del hombre, basado en la naturaleza y con un objetivo tendiente al placer. Más tarde, los sofistas –como Protágoras y Gorgias– consideraron la belleza como «lo que produce placer por medio del oído y de la vista», relativizando el concepto de belleza como algo diferente para cada individuo. Sócrates opinó que el arte es la idealización de la naturaleza, y que cuando representa al ser humano no lo hace tan solo en cuerpo sino también en el alma, estableciendo por primera vez el concepto de belleza espiritual, contrariamente al de belleza física que había defendido hasta entonces la filosofía griega.[6]

Platón

Platón fue el primero que trató sobre conceptos estéticos como centro de muchas de sus reflexiones, sobre todo en temas relativos al arte y la belleza. En el Protágoras habló del arte como la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia, a través de un aprendizaje. Para Platón, el arte (τέχνη, téchnê) tiene un sentido general, es la capacidad creadora del ser humano. Entendía el arte como «destreza» o «habilidad», tanto en el terreno material como en el intelectual. En el Sofista distinguió entre habilidades «adquisitivas» y «productivas», dividiendo a su vez estas últimas en productivas de objetos o de imágenes (εἴδωλα, eídôla). Introdujo el concepto de mímesis (μίμησις), ya que para él las imágenes son imitaciones de objetos reales, aunque sin desempeñar la misma función que sus originales. Estas imitaciones pueden ser «genuinas» (εἰκών, eikón), si guardan las mismas propiedades que su modelo; o «aparentes» (ϕάνταὓμα, phántasma), si solo se parecen al original. Sin embargo, Platón mismo consideraba esta diferencia difícil de dilucidar, ya que toda imitación debe por fuerza diferir de su original en alguna cosa, ya que si fuese idéntica nos encontraríamos con un objeto igual al representado. Para Platón, todas las creaciones artísticas son «conjeturas» (εἰκασία, eikasía), ya que su carácter imitativo las aleja de la realidad de las formas, y les confiere incluso un sentido peyorativo, ya que son «apariencias engañosas», ya que los artistas no representan las cosas como son, sino como parecen. Así, califica a los artistas de «pseudoartífices», ya que su habilidad no es auténtica.[7]

La belleza la trató en diversos diálogos: en Hipias mayor habló de la belleza de los cuerpos; en Fedro, de la belleza de las almas; y en El banquete, de la belleza en general.

  • Hipias mayor: utilizando un diálogo entre Hipias y Sócrates, Platón busca la belleza perfecta, la «belleza ideal platónica».[nota 7]​ Proporciona varias definiciones de belleza, como la «conveniencia», que es la adecuación a una finalidad, que hace que un objeto parezca bello; o la «utilidad», relacionando la belleza con el bien, con la dimensión moral (la belleza conduce al bien, en relación causa-efecto).[8]
  • Fedro: en este texto Platón explicó de forma mítica el origen del ser humano, así como su teoría del conocimiento basado en las «ideas». Sócrates cuenta a Fedro que el alma es como un carro tirado por dos caballos, uno manso y otro bravo, dirigidos por la razón. Esta alma se encuentra originariamente en el mundo de las ideas, pero al encarnarse en un cuerpo las olvidan en mayor o menor grado. Para Platón, el conocimiento es el recuerdo de estas ideas. La materia es «sombra de las ideas», que a través del estímulo que ofrecen pueden conducirnos a ellas, a través de un procedimiento que identifica como «amor» (ἔρως, érôs). Así, el amor por las cosas bellas puede conducirnos a la idea de belleza, a la belleza perfecta, ideal.[9]
  • El banquete: en esta obra Platón manifiesta que el hombre tiene inclinación a buscar la perfección, la belleza, y que ésta se puede conseguir a través del amor, que es un camino de conocimiento, una energía que nos orienta. Platón distinguía dos clases de amor: el «popular», relacionado con el cuerpo, las formas y las acciones; y el «celestial», asociado a la virtud y el intelecto. El amor es la búsqueda de la belleza –que relaciona con la verdad–, primero la belleza física (amor de los cuerpos), y después la belleza espiritual (amor de las acciones), llegando por fin a la belleza ideal, al amor por la ciencia. Se pasa pues del cuerpo a la virtud, y de aquí a la esencia. El amor ideal –el llamado «amor platónico»– es infinito, no tiene tiempo ni forma.[10]

Se percibe pues una clara evolución: de la búsqueda de una noción general de belleza del Hipias, utilizando el sistema socrático de comparación, dedujo en el Fedro que la belleza está más allá de la realidad que nos envuelve; por último, en El banquete, identificó la búsqueda de la belleza con la propia vida humana, siendo el amor la forma de acceso. Platón fue el origen de dos de las teorías sobre la belleza más defendidas a lo largo del devenir histórico: la belleza como «armonía y proporción» y la belleza como «esplendor». Postuló que la belleza es independiente de su soporte físico, así como que no depende de la visión, que a menudo nos engaña: la visión sensible es superada por la visión intelectual, que es la que proviene de la filosofía.[11]​ El concepto de belleza de Platón era muy amplio, abarcando tanto la belleza física como espiritual, la moral y cognoscitiva, la belleza de los cuerpos, de los objetos artísticos, tanto como la de colores, sonidos, leyes, actitudes morales, etc. Igualmente, relacionaba belleza con bondad, que para él eran sinónimos: el subtítulo de El banquete, que trata ampliamente la belleza, es Sobre el bien.[12]

Si es que hay algo por lo que vale la pena vivir, es por contemplar la belleza.
Platón, El banquete 210 E-211 D[13]

Aristóteles

Así como Platón era un metafísico, Aristóteles se centró más en el terreno de la física, aplicando la lógica al estudio de la naturaleza y del ser humano. Para él, la naturaleza tiene un «germen» que da pie a la forma y el movimiento, que son las bases de la naturaleza. En el arte (cultura) el germen es el artista (el hombre); así, distinguía «naturaleza», de origen orgánico, de «cultura», de origen psicológico. Creó un «sistema causal», buscando una causa material en el origen de todo acontecimiento; después de la material viene una causa eficiente o motriz y, por último, una causa formal. Aristóteles distinguía tres clases de pensamiento: conocimiento (θεωρία, theôría), acción (πρᾱξις, prâxis) y realización (ποίησις, poíêsis).[14]

La teoría estética de Aristóteles, plasmada sobre todo en su Poética, provenía en buena parte de la obra de Platón, sobre todo en el concepto de «mímesis». Para Aristóteles, la belleza consistía en magnitud (μέγεθος, mégethos) y orden (πάξις, páxis), cuestiones puramente físicas, y se encuentra en las proporciones perfectas, en la justa medida, en la simetría (συμμετρία).[15]​ En su estudio de la tragedia –lamentablemente, la parte de la comedia se ha perdido–, definió ésta con base en la mímesis (μίμησις), como imitación de una acción honrada y acabada, que implica cierta magnitud, hecha en un lenguaje refinado, realizada por personajes que actúan y que opera una purificación de las emociones o catarsis (κάθαρσις, «purificación»).[nota 8][16]

La función del arte imitativo es la de acabar y perfeccionar los productos de la naturaleza. Para Aristóteles, el arte humaniza la naturaleza, magnificando la realidad. Así pues, la tragedia es un proceso estético: de la mímesis, la imitación de la realidad, a la poíêsis, la producción creativa.[17]​ Es una operación moralizadora, de humanización de la realidad. La tragedia separa la realidad de la ficción, pero también reconduce la ficción a la realidad, por medio de la catarsis; el primer camino es estético, mientras que el segundo es ético. Para Aristóteles, la poesía trágica responde a leyes psicológicas, que denomina conducta «universal», ya que responde a criterios racionales de comportamiento del individuo, concepto que sentó las bases de la teoría artística –sobre todo literaria– hasta la edad moderna.[nota 9][18]

El concepto de belleza de Aristóteles se desarrolló más ampliamente en la Retórica: es bello lo que, por un lado, nos agrada y, por otro, lo que es valioso por sí mismo. Es decir, la belleza ha de proporcionar placer, y ha de tener un valor intrínseco independientemente de su finalidad. Para Aristóteles, la belleza es buena, aunque no todo lo bueno es bello; por otro lado, la belleza es agradable, aunque no todo placer es bello. A su vez, la belleza ha de ser buena y agradable a un mismo tiempo.[19]

Del arte proceden las cosas cuya forma está en el alma.
Aristóteles, Metafísica[20]

Escuelas helenísticas

El período helenístico supuso una cierta decadencia cultural. La filosofía dejó de estudiar el mundo para centrarse en el ser humano, pasando de una filosofía metafísica a una de contenido netamente moral. A menudo la filosofía se encaminó en esta época a elaborar formas de vida, actitudes existenciales generalmente ligadas a movimientos religiosos, creando corrientes sincréticas en que se sintetizaba la religión con la vida humana.[21]​ En el arte, se introdujo un sentido de vida, de movimiento, un sentimentalismo trágico y exacerbado (πάθος, páthos),[nota 10]​ que produjo obras recargadas, dinámicas, que a través de la exageración de las formas dejaban traslucir fuertes emociones. Surgió asimismo el concepto de «gracia», de delicadeza de las formas.

  • Estoicismo: esta doctrina se centró en los problemas del hombre, defendiendo como mejor solución ante la vida la búsqueda del equilibrio interior, que se consigue a través de la «autarquía», la autosuficiencia. El bien más preciado para el hombre es la felicidad, que encuentran en el ejercicio de la virtud, en la figura del hombre moderado, que domina sus pasiones.[22]​ Los filósofos estoicos se ocuparon esencialmente de cuestiones relacionadas con la lógica y la semántica, pero también trataron la poesía, principalmente Zenón de Citio y Crisipo. Para los estoicos, la belleza era la relación entre un objeto y la naturaleza, es decir, la armonía entre ellos («analogía estoica»). Relacionaban la belleza con la moral, con vivir la vida de forma correcta y decorosa, practicando la virtud. Así, la poesía era un vehículo para la elevación espiritual, que podía conllevar tanto un placer racional como irracional, interpretando la poesía como una alegoría de la filosofía.[23]​ Los estoicos veían la belleza como una presencia innata al mundo, tanto en su totalidad como en sus partes constitutivas, en los objetos y en los seres vivos. Sostenían que «la naturaleza es el mayor artista», así como que «la naturaleza ama la belleza». Creían igualmente que la fealdad sirve para realzar la belleza mediante el contraste. Distinguían entre belleza absoluta, que viene de la proporción (συμμετρία), y belleza relativa, definida en términos como «conveniente» o «adecuado» (πρέπον, prépon, en latín decorum). Asimismo, introdujeron un nuevo concepto en la psicología de la belleza: así como hasta entonces se distinguía entre ideas y sentidos, los estoicos plantearon una nueva categoría basada en la imaginación, la «fantasía» (φαντασία).[24]
  • Epicureísmo: formulado por Epicuro, esta doctrina equiparaba el bien con el placer, creando una filosofía hedonista en la que el hombre debe buscar únicamente su felicidad –si bien Epicuro hablaba más de placeres espirituales que materiales–.[25]​ Los filósofos epicúreos reflexionaron poco acerca de cuestiones estéticas, siendo la principal aportación la de Filodemo de Gadara: en Sobre la música sostuvo que ésta es incapaz de provocar emociones en el ser humano, o de producir algún tipo de transformación en el orden moral; por otra parte, en Sobre los poemas, afirmó que la bondad poética (τò ποιετικόν αγαθόν) es la unidad de forma y contenido, rechazando cualquier contenido moral que la poesía pretenda tener.[26]
  • Escepticismo: esta corriente se centraba en la desconfianza por la verdad, que consideraban inaprehensible para el hombre. Así, afirmaban la imposibilidad del conocimiento, absteniéndose de todo juicio (ἐποχή, epokhé): si sobre la belleza y el arte hay una gran diversidad de juicios, es imposible saber cuál de ellos es cierto. Tenían una opinión negativa del arte, la música y la literatura, que para ellos no aportan ningún beneficio, pudiendo ser incluso perjudiciales, ya que su naturaleza ficticia puede confundir al hombre. Así, la belleza no tiene una naturaleza objetiva y, aunque puede proporcionar placer, este es tan solo una sugestión sin valor práctico. Uno de sus principales representantes fue Sexto Empírico.[27]
  • Neoplatonismo: creado por Plotino, esta filosofía afirmaba que la belleza es interior, pertenece al alma, y que el arte es una representación exterior del espíritu, por lo que la belleza está en el sujeto. En Sobre la belleza, Plotino refutó la idea aristotélica de la belleza como simetría, según la cual la belleza se encuentra en el conjunto; siendo así, las partes simples de ese conjunto no serían bellas, por lo que varias partes no bellas en sí no podrían hacer un todo bello. Siguiendo el concepto del Hipias mayor de Platón, afirmó que la belleza está en la vida, no en las formas, y se traduce por expresión, mirada, intensidad, algo que se esconde detrás de las formas, y que identifica como el «alma» (ψυχή).[28]​ Con Plotino comenzó la «estética de la luz» –que se desarrolló durante el gótico medieval–: la belleza proviene de una forma y la presencia de una luz incorpórea que ilumina la oscuridad de la materia («metáfora solar», el sol como metáfora de la belleza ideal). Por eso el fuego es el único que tiene belleza en sí mismo, porque no tiene forma, es la «idea» entre los elementos. Plotino asimiló el mundo de las ideas de Platón en un Uno (τò ἕν, to hen), que es como un foco de luz, que emana en la tierra, produciendo la realidad según tres estadios o hipóstasis (ὑπόστᾰσις): intelecto, alma y cuerpo.[29]​ El alma es el mediador entre el cuerpo y el intelecto, que es el que más participa de la belleza, al encontrarse más cerca de la luz. Así, la belleza no se encuentra en la forma, sino en su «resplandor»: todas las cosas, todas las formas, tienen luz, que es donde radica la belleza. El artista ya no tiene que imitar a la naturaleza, ya que la belleza se encuentra en el intelecto, en forma de idea; trabajando con materia, tiene que pasar esta idea a la materia. Así, el artista ya no trabaja racionalmente, sino por inspiración, ascendiendo al intelecto, que es donde se encuentran las ideas.[30]
En verdad no hay belleza más auténtica que la sabiduría que encontramos y amamos en algún individuo, prescindiendo de que su rostro pueda ser feo y sin mirar para nada su apariencia, buscamos su belleza interior.
Plotino, Enéadas, V, 8.[31]

Roma

 
Busto de Antínoo, Colección Borghese, Frascati.

La estética romana era heredera de la griega, si bien no fue muy desarrollada por los autores romanos, al menos hasta la llegada del cristianismo. Las principales aportaciones vinieron del terreno de la literatura: Horacio trató en su poesía temas como el elogio de la vida tranquila (beatus ille) y la invitación a gozar de la vida (carpe diem). En Arte Poética señaló las reglas de la poesía, que está sometida a un control racional. Lucrecio fue autor del poema De la naturaleza de las cosas (De rerum natura), donde reflejó su visión atea del mundo, influido por el epicureísmo y el atomismo de Demócrito. Opinaba que la naturaleza está compuesta de átomos y de vacío, y que el alma es material y no sobrevive al cuerpo. Intentó liberar al hombre del miedo a la muerte y a los dioses, que según él causan la infelicidad humana.[32]Plutarco aportó una concepción intelectualista del placer estético, opinando que el arte es conocimiento. En su obra Vidas paralelas, serie de biografías comparadas de personajes griegos y romanos, introdujo la descripción psicológica del individuo, analizando sus virtudes y defectos, así como la influencia del carácter sobre la vida del hombre.

Cicerón recibió la influencia estoica, desarrollando una filosofía cercana al eclecticismo. Definió la belleza basándose en conceptos postulados anteriormente, como orden (ordo) y proporción (convenientia partium), pero introdujo la noción de «aspecto» (aspectus), concepto que hace que la belleza conmueva, atraiga. Así, distinguía la apariencia, la belleza sensorial (pulchrum), puramente estética, de la belleza espiritual (decorum), presente en los caracteres, las costumbres y las acciones, de índole moral. Además, basándose en Platón, estableció otros dos tipos de belleza: «dignidad» (dignitas) y «gracia» (venustas), otorgando a la primera un carácter masculino y a la segunda uno femenino. Para Cicerón, el arte es imitación de la realidad, si bien no llega a captar su esencia: «la verdad vence a la imitación» (vincit imitationem veritas). Por otra parte, consideraba que la captación del arte proviene tanto del artista como del espectador, poseyendo el hombre un sentido especial (sensus) de la belleza y el arte. Cicerón fue el primero en estudiar el arte desde aspectos sociológicos y evolutivos.[33]

Vitruvio escribió el tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva, De Architectura. Su descripción de las formas arquitectónicas de la antigüedad greco-latina influyó poderosamente en el Renacimiento, siendo a la vez una importante fuente documental por las informaciones que aporta sobre la pintura y la escultura griegas y romanas. El famoso dibujo de Leonardo da Vinci sobre las proporciones del hombre –el Hombre de Vitruvio– está basado en las indicaciones dadas en esta obra. Según Vitruvio, el artista debe poseer tres cualidades esenciales: capacidades innatas (natura), conocimiento (doctrina) y experiencia (usus). Asimismo, la obra artística debe tener solidez (firmitas), utilidad (utilitas) y belleza (venustas). Vitruvio entendía la belleza como un concepto amplio que abarca tanto el goce visual proveniente de la proporción y el color, como el que proporciona la finalidad, la conveniencia y la utilidad. La belleza puede ser verdadera y objetiva, teniendo su origen en las leyes de la naturaleza, que el hombre interpreta en la creación artística.[34]

Cabe señalar que Galeno introdujo en el siglo II una clasificación de las artes que llegó hasta la era moderna, divididas en «artes liberales» y «artes vulgares», según si tenían un origen intelectual o manual. Entre las liberales se encontraban: la gramática, la retórica y la dialéctica –que formaban el trivium–, y la aritmética, la geometría, la astronomía y la música –que formaban el quadrivium–; las vulgares incluían la arquitectura, la escultura y la pintura, pero también otras actividades que hoy consideramos artesanía.[35]

Con Pseudo-Longino –en su obra Sobre lo sublime– apareció una nueva categoría estética, lo sublime (ὕψος, ýpsos), que tuvo un gran desarrollo durante el romanticismo. Para Longino, una obra de arte bella persuade, convence, se dirige a la razón, aunque podemos discrepar; en cambio, una obra sublime tiene grandeza, no depende de la forma, prescinde de opiniones, se dirige más al interior, a una actitud psicológica. Así, es igual de buena para todo el mundo, no depende de las variaciones temporales del gusto. Lo sublime se relaciona con la belleza porque sobrepasa sus límites: la belleza es contención (magnitud y orden aristotélicos), lo sublime es incontinente; la belleza guarda las formas, lo sublime las pierde; lo bello convence y agrada, lo sublime involucra y sorprende; la belleza está en los objetos a la vista, en lo sublime el objeto desaparece. Lo sublime corresponde según Longino al último estadio del amor platónico, en que no se ve la belleza, sino que se sumerge en ella, está en un «océano de belleza».[36]

Edad Media

 
Pantocrátor del ábside de Sant Climent de Taüll, MNAC. El arte medieval pierde realismo para aportar una mayor expresividad y simbolismo a la imagen.

La estética medieval[nota 11]​ era principalmente teológica: la belleza está al servicio de la revelación, sirve para expresar las verdades cristianas. El arte medieval se vio influido por la inmaterialidad de Plotino: para los autores medievales la belleza está en la expresión, no en las formas, es una estética subjetiva.[nota 12]​ Las figuras artísticas pierden corporeidad, se pierde interés por la realidad, las proporciones, la perspectiva. En cambio, se acentúa la expresión, sobre todo en la mirada; los personajes se simbolizan más que se representan. El arte tenía en esta época una función social, práctica, didáctica. El artista –o más bien artesano– no era creativo, realizando una labor que traducía conceptos colectivos y no individuales. Era un arte simbólico, donde todos sus componentes (espacio, color, iconografía) tenían un significado, generalmente religioso. Fue en esta época cuando se relacionó por primera vez el arte con la belleza, sintetizado en la expresión ars pulchra («arte bello») presente en la obra goliárdica Carmina Cantabrigensia (siglo XII). Por otro lado, en un intento de alegorización de la realidad inspirado en la tradición mítica griega y en la interpretación rabínica judía, los Padres y teólogos cristianos –desde Orígenes hasta Ambrosio de Milán, Juan Casiano y Juan Escoto Erígena– desarrollaron un concepto simbólico de la naturaleza, que tendría gran relevancia en el desarrollo posterior de la estética de acuerdo con la interpretación semiótica de la realidad.[37]

En la Biblia, pese a su carácter eminentemente religioso, hay algunas reflexiones sobre estética: en el Génesis se dice que «vio Dios todo lo que había hecho [el mundo] y he aquí que era bueno en gran manera» (Gé, 1:31). Este «bueno» tenía en hebreo un sentido más ético, pero en su traducción al griego se empleó el término καλός (kalós, «bello»), en el sentido de la kalokagathía, que identificaba bondad y belleza; aunque posteriormente en la Vulgata latina se hizo una traducción más literal (bonum en vez de pulchrum), quedó fijada en la mentalidad cristiana la idea de la belleza intrínseca del mundo como obra del Creador. En el Libro de la Sabiduría se expone la belleza de la creación como prueba de la existencia de Dios, al tiempo que se identifica la belleza de la naturaleza y el arte con «cualidades divinas». También se relata que Dios creó el mundo «según medida, número y peso» (omnia in mensura et numero et pondere), dando origen a una teoría matemática de la belleza que tendría gran relevancia durante toda la Edad Media. Algunas otras referencias a conceptos estéticos aparecen en el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, trasluciendo una concepción más puramente semítica que relativiza la belleza y la subordina a postulados morales; así, en los Proverbios de Salomón se dice que «falsos son los encantos y vana la belleza» (fallax gratia et vana est pulchritudo, Pr 31:30). Así pues, tanto la belleza como vanidad o entendida como expresión de la creación de Dios estarán presentes en toda la teología cristiana.[38]

El primer cristianismo se nutrió de la filosofía neoplatónica (Plotino, Porfirio, Jámblico, Proclo), donde el mundo de las ideas de Platón o el Uno de Plotino se identificaban con Dios. La filosofía –o, más propiamente, teología– cristiana era pues sintética, asimilando toda la tradición grecorromana: en el terreno estético, adoptaron la belleza espiritual de Platón, la belleza moral estoica, la concepción artística aristotélica, la retórica ciceroniana, la poesía horaciana y la arquitectura vitruviana.[39]​ Se puede apreciar en la obra de autores como Orígenes, Lactancio, Tertuliano y Pseudo-Dionisio: para Orígenes, el arte venía de Dios, que es el «supremo artista»: Dios es la belleza suprema, por lo que la búsqueda de Dios es un camino estético. Tertuliano afirmó que la naturaleza es creación de Dios, y la cultura del diablo, por lo que el arte es una expresión del mal. Lactancio intentó demostrar que lo feo es en realidad bello, en función de su utilidad.

Para el Pseudo-Dionisio la belleza estaba en los «atributos metafísicos de la trascendencia», es decir, está fuera del objeto. La obra de Dionisio es la cristalización del pensamiento de Platón adaptado a la época: la luz es el bien –siguiendo el modelo hipostático de Plotino–, es la medida del ser y del tiempo. La invisibilidad de Dios se hace sensible para las cosas terrestres a través de la luz, siendo la luz inteligible –el bien– el principio trascendente de la unidad. Así, la belleza es la participación con la unidad. La belleza esencial de Dionisio es la de Platón (El Banquete), la belleza absoluta que depende de la razón. Asimila la belleza con Dios, por lo que en el mundo solo hay una belleza aparente, la belleza de las cosas es reflejo de la belleza divina. Tomó de Plotino el concepto de una belleza que es propiedad de lo absoluto, fundiendo belleza y bondad en una belleza «supraexistencial» (̉οπερούσιον καλός). Asimismo, tomó el concepto plotiniano de emanación para afirmar que la belleza terrestre emana de la divina. En cuanto al arte, para Dionisio su único objetivo es acercarse a la belleza perfecta. La estética dionisiana ejerció una enorme influencia en el concepto cristiano de belleza, así como en la representación artística.[40]

Lo bello trascendental se llama belleza por la hermosura que propiamente comunica a cada ser como causa de toda armonía y esplendor, alumbrando en ellos porciones de belleza a la manera del rayo brillante que emana de su fuente, la luz.
Pseudo-Dionisio, De divinis nominibus[41]

San Basilio asumió el concepto dualista griego de la belleza: por una parte, ésta es la proporción del conjunto; por otro, siguiendo a Plotino, es la propiedad de las cosas simples, presente en cualidades como la luz y el brillo. Afirmó que hay dos clases de belleza, una humana y otra divina, siendo la primera superficial y subjetiva y la segunda primordial y objetiva. Defendió el concepto de pankalía (πανκαλία), según el cual el mundo es bello, ya que al ser creación de Dios refleja la belleza divina. Aun así, no cabe entenderlo con que todo lo visible sea bello y agrade por igual a todos los hombres, sino que todo es bello en cuanto cumple una finalidad.[42]

San Agustín manifestó que la belleza física es símbolo de la belleza divina, y exaltó la belleza moral sobre la sensible. Frente a la estética subjetiva de Plotino propuso una belleza racional, material. En Sobre la belleza y la conveniencia (De pulcro et apto), reflejó una estética sensualista de carácter estoico. Perdido este libro, en 384 escribió Confesiones, donde confesó que la lectura de Sobre la belleza de Plotino le hizo convertirse al cristianismo. Agustín se sentía continuamente atraído por las formas de las cosas que le rodeaban, veía en el mundo una belleza continua en las formas, que era deseable, atrayente y que, tras su conversión, tendría una función significativa. Hacía una teología estética, reflejando en todos sus libros su concepto de belleza, dentro de una estética semántica: la forma tiene un significado, los objetos naturales se convierten en signos para nuestra percepción. Para Agustín la belleza es «unidad», coherencia de las partes entre sí, armonía del conjunto.[43]

¿Acaso amamos algo fuera de lo bello?.
San Agustín, Confesiones IV, 13[44]

Boecio expuso en De institutione musica una teoría neopitagórica de la música, donde reflejó un concepto de belleza formal, basada en la proporción y el número. Este concepto lo extrapoló al arte en general, como armonía del conjunto, basado en sencillas relaciones numéricas, siendo más bello el objeto que presente una mayor sencillez proporcional. Otorgó así un valor superficial a la belleza, llegando a afirmar que la admiración por la belleza es debilidad de los sentidos. Dividió las artes en ars y artificium, clasificación similar a la de artes liberales y vulgares, pero en una acepción que casi excluía las formas manuales del campo del arte, dependiendo este tan solo de la mente.[45]Casiodoro también defendió el carácter matemático de la belleza, afirmando que la belleza corporal viene del alma que le infunde vida (sui corpus vivicatrix). En cuanto al arte, destacó su aspecto productivo, conforme a reglas, señalando tres objetivos principales del arte: enseñar (doceat), conmover (moveat) y complacer (delectet).[46]

Alcuino de York, ministro de ciencias y artes de Carlomagno, distinguió entre belleza formal (pulchra species) y belleza eterna (pulchritudo aeterna), siendo la primera el amor por las cosas agradables, tanto en el aspecto visual como del resto de sentidos, y la segunda el reflejo de la belleza divina, que proporciona felicidad espiritual. Juan Escoto Erígena trató de la actitud estética, que contrapuso a la actitud práctica, siendo la primera más elevada a nivel espiritual. Esta actitud es desinteresada, contemplativa, evocadora del orden divino. Su concepto de belleza, de influencia agustiniana y dionisiana, era espiritualista, consistente en una armonía universal que se concreta en la unidad de las cosas. La belleza es manifestación de Dios –una teofanía–: Dios se da a conocer a través de la belleza, que es atributo de todo lo perfecto y divino, es inefable e inexpresable.[47]

 
La geometría, vitral del rosetón del transepto norte de la Catedral de Laon.

Durante la Baja Edad Media, y paralelamente al arte gótico, surgió la llamada «estética de la luz»: la luz era símbolo de divinidad, lo que se reflejó en las nuevas catedrales góticas, más luminosas, con amplios ventanales que inundaban el espacio interior, que era indefinido, sin límites, como concreción de una belleza absoluta, infinita. Asimismo, se otorgó gran importancia a la belleza del color, que adquirió en la Edad Media un significado simbólico, expresando cada color un distinto atributo o cualidad, humana o divina.[48]Robert Grosseteste habló del carácter matemático de la belleza, identificándola con la luz metafísica, y distinguiendo tres tipos de luz: lux (Dios), radium (rayos de luz) y lumen (el aire lleno de luz). El lumen refleja en los objetos, por lo que éstos resplandecen (splendor). Afirmaba que «la luz es la belleza y adorno de toda creación visible», así como que embellece las cosas y muestra su hermosura. Roger Bacon racionalizó la estética de la luz, opinando que la incidencia de la luz en los objetos produce líneas, ángulos y figuras elementales. Hugo de San Víctor distinguió entre belleza visible e invisible: la primera, presente en la forma, es percibida por los sentidos (imaginatio), mientras que la segunda se encuentra en la esencia y es captada por la inteligencia (intelligentia). La belleza invisible es la belleza suprema, que solo capta la mente intuitiva.[49]

¿Hay algo más bello que la luz que, aun no teniendo color en sí misma, sin embargo hace aparecer los colores de todas las cosas iluminándolas?.
Hugo de San Víctor, Eruditio didascalica, XII.[50]

El periodo bajomedieval fue el de la filosofía escolástica, que pretendía el estudio de Dios desde unos postulados más racionalistas –para lo que se basaron principalmente en la filosofía aristotélica–, pero sin renunciar a la fe. Los escolásticos partieron de la teoría formalista agustiniana y de la belleza contemplativa victoriana (de Hugo de San Víctor), y se centraron en cuestiones más semánticas y estructurales de la belleza: definición y esencia de la belleza, postura del ser humano ante lo bello, etc. Guillermo de Auvernia estableció que «es bello lo que gusta por sí mismo» (per se ipsum placet), así como que «es bello lo que deleita a la mente» (animum delectat) y «lo que la atrae» (ad amorem sui allicit). Los escolásticos plantearon el carácter objetivo y condicional de la belleza, planteando una relación entre objeto y sujeto: para que un objeto nos guste, este debe poseer unas cualidades que atraigan. También recogieron la idea de belleza como proporción entre las partes proveniente de San Agustín: en un texto franciscano del siglo XIII, la Summa Alexandri (por su autor, Alejandro de Hales), se especifica que «es bello lo que tiene medida, forma y orden» (pulchra est res, quando tenet modum et speciem et ordinem).[51]

San Buenaventura estableció que la percepción es la afinidad entre los sentidos y los objetos, que proporciona acción, fuerza y forma: la acción da salud (radione salubritatis), la fuerza da bondad (suavitas) y la forma da belleza (preciositas). Se establecía así una «proporción de adecuación», que era cambiante, subjetiva. En contraposición, propuso una «proporción de igualdad», que sería un último estadio, inteligible, de la belleza, comparable a la unidad de San Agustín. En Itinerario de la mente a Dios (Itinerarium mentis ad Deum) decía que esta igualdad no varía, sino que hace abstracción de las circunstancias de lugar, tiempo y movimiento. Para Buenaventura, la luz es la cosa más agradable (maxime delectabilis): la luz es la «forma sustancial» de los cuerpos, siendo por tanto el principio básico de la belleza.[52]

Alberto Magno recogió dos teorías tradicionales sobre la belleza, la de la proporción aristotélica y la del resplandor neoplatónico, sintetizándolas sobre la base de la teoría hilemorfista de Aristóteles (la materia va unida a la forma): así unió proporción y resplandor, resultando que la belleza se produce cuando la materia trasluce su esencia. Definió así la belleza como el resplandor de la forma en las diversas partes de la materia. Su discípulo Ulrico de Estrasburgo desarrolló esta teoría dividiendo la belleza en corpórea y espiritual, a la vez que encontró en ella dos cualidades distintas: la belleza esencial, inherente a las cosas, y la accidental, ajena a ellas.[53]

Santo Tomás de Aquino recogió la tesis de Alberto Magno de la belleza como esplendor de la forma (splendor formae). Opinaba que la percepción de la belleza es una clase de conocimiento, exponiendo su teoría en su obra magna, la Summa Theologica (1265-1273). En esta obra encontró una relación entre el sujeto y el objeto (percepción): el objeto se manifiesta como forma, y el sujeto percibe gracias a la sensibilidad; entre forma y sensibilidad hay una afinidad estructural. Para Tomás belleza y bondad son lo mismo, aunque la belleza se dirige al intelecto y la bondad a los sentidos. Lo bueno es material, lo bello inmaterial; lo bueno hace desear, lo bello no tiene deseo de posesión. Distinguía en la belleza tres cualidades: integridad (integritas), que es la estabilidad estructural del objeto –un objeto roto o incompleto no puede ser bello–; armonía (consonantia), es decir, la correcta proporción de las partes de un objeto; y claridad (claritas), relacionando la belleza con la luz como símbolo de verdad, siguiendo la tradición neoplatónica.[54]

Lo bello consiste en la debida proporción, porque los sentidos se deleitan con las cosas bien proporcionadas.
Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica I q. 5 a 4 ad 1.[44][55]

Por último, cabría citar a Dante Alighieri, que en su gran obra, La Divina Comedia –junto a otros tratados, como Il convivio y De vulgari eloquentia–, expresó varios conceptos estéticos, muy próximos a la estética escolástica, pero con algún elemento innovador. De Santo Tomás cogió su concepto de la belleza como consonantia y claritas, junto a la idea de una belleza espiritual aparte de la sensorial, y que la belleza perfecta solo se encuentra en Dios. Pero a la belleza entendida como un correcto ordenamiento de las partes (risulta dalle membra in quanto sono debidamente ordinate) añadió un elemento metafísico: el amor. El amor es un poder cósmico, que conduce a la divinidad. Para Dante, el amor es la fuente de la belleza, igual en la naturaleza que en el arte. El artista debe crear su obra inspirado por el amor. El arte representa a la naturaleza, que es obra de Dios, por lo que tiene un carácter inefable: el arte es «casi nieto de Dios» (si che vostr' arte a Dio quasi è nepote). Así, al relacionar arte y belleza, Dante abrió el camino a la estética renacentista, alejada de postulados teológicos.[56]

Edad Moderna

Renacimiento

La cultura renacentista supuso el retorno al racionalismo, al estudio de la naturaleza, la investigación empírica, con especial influencia de la filosofía clásica grecorromana. La teología pasó a un segundo plano y el objeto de estudio del filósofo volvió a ser el hombre (humanismo). El latín dejó de ser la lengua universal para dar paso a las lenguas vernáculas. La estética renacentista se basó tanto en la antigüedad clásica como en la estética medieval, por lo que a veces resultaba algo contradictoria: la belleza oscilaba entre una concepción realista de imitación de la naturaleza y una visión ideal de perfección sobrenatural, siendo el mundo visible el camino para ascender a una dimensión suprasensible.[57]

Se produjo una gran renovación del arte, que volvió a estar inspirado en la realidad, imitando la naturaleza. Uno de los primeros teóricos del arte renacentista fue Cennino Cennini: en su obra Il libro dell'arte (1400) sentó las bases de la concepción artística del Renacimiento, defendiendo el arte como una actividad intelectual creadora, y no como un simple trabajo manual. Para Cennini el mejor método para el artista es retratar de la naturaleza (ritrarre de natura), defendiendo la libertad del artista, que debe trabajar «como le place, según su voluntad» (come gli piace, secondo sua volontà). También introdujo el concepto de «diseño» (disegno), el impulso creador del artista, que forja una idea mental de su obra antes de realizarla materialmente, concepto de vital importancia desde entonces para el arte moderno.[58]

En ese contexto surgieron varios tratados más acerca del arte, como los de Leon Battista Alberti (De Pictura, 1436-1439; De re aedificatoria, 1450; y De Statua, 1460), o Los Comentarios (1447) de Lorenzo Ghiberti. Alberti recibió la influencia aristotélica, pretendiendo aportar una base científica al arte. Definió la belleza como concinnitas (concinidad, ordenación simétrica), la perfección es la unidad de las partes con el todo. También habló de decorum, el tratamiento del artista para adecuar los objetos y temas artísticos a un sentido mesurado, perfeccionista.[59]​ Ghiberti fue el primero en periodificar la historia del arte, distinguiendo antigüedad clásica, período medieval y lo que llamó «renacer de las artes» (Renacimiento).[nota 13]​ Para Ghiberti la pintura es razonamiento, y depende de la visión, en una relación espiritual; pero la visión es subjetiva, por lo que el juicio es arbitrario.

El Renacimiento puso especial énfasis en la imitación de la naturaleza, lo que consiguió a través de la perspectiva o de estudios de proporciones, como los realizados por Luca Pacioli sobre la sección áurea: en De Divina Proportione (1509) habló del número áureo –representado por la letra griega φ (fi)–, el cual posee diversas propiedades como relación o proporción, que se encuentran tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza, en elementos tales como caracolas, nervaduras de las hojas de algunos árboles, el grosor de las ramas, etc. Asimismo, atribuyó un carácter estético especial a los objetos que siguen la razón áurea, así como les otorgó una importancia mística.[60]

 
Ejemplo canónico para representar la cabeza humana acorde con La Divina Proporción de Luca Pacioli.

En otro campo de investigación, Leonardo Da Vinci se preocupó esencialmente de la simple percepción, la observación de la naturaleza. Buscaba la vida en la pintura, la cual encontró en el color, en la luz del cromatismo. Para Leonardo era más importante el color que la línea, y con este creó sus composiciones, creando los contornos con una transición de tonos (sfumato). En Tratado de la pintura (1651) expuso su teoría del arte, el cual necesita la aportación de la imaginación, de la fantasía. La pintura es la suma de la luz y la oscuridad (claroscuro), lo que da movimiento, vida. Según Leonardo, la tiniebla es el cuerpo y la luz el espíritu, siendo la mezcla de ambos la vida.[61]

Nicolás de Cusa trató la estética en sus obras De mente, De ludo globi y Tota pulchra, donde recogió el concepto platónico de belleza como cualidad ideal, no material, siendo la idea la que forma el «resplandor de la belleza» (resplendentia pulchri). Para Cusa, el arte consiste en componer el conjunto de la materia (congregat omnia), otorgando unidad a la pluralidad (unitas in pluritate).[62]

En 1462 se fundó la Academia de Florencia, donde surgió una importante escuela de corte neoplatónico, con autores como Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola y Angelo Poliziano. El más relevante en el campo de la estética fue Ficino, autor de De Amore, un comentario al Banquete de Platón, donde reflexionó sobre la belleza y el arte. Para Ficino, Dios es el más grande artista (artifex), mientras que el hombre solo capta el reflejo de la belleza, que es el acuerdo de la idea con la materia. Distinguió dos clases de belleza: la claritas, procedente de Dios, es el reflejo de la luz divina en las cosas (la belleza de la naturaleza); la concinnitas procede del hombre, y se basa en la armonía, en la relación de las partes con el conjunto. Sin embargo, aunque distingue dos bellezas, una corporal (de las formas) y otra incorpórea (de las virtudes), ambas se subordinan a la percepción mental, ya que incluso la belleza formal es percibida por la vista y elaborada por la mente, resultando igualmente incorpórea. Para Ficino, la perfección interior crea la exterior, por lo que la belleza es una imagen espiritual (simulacrum spirituale). Asimismo, distinguía entre «belleza como tal» (pulchritudo) y «cosas bellas» (res pluchrae), afirmando que los cuerpos pueden ser cosas bellas, pero no belleza en sí misma, ya que están sujetos a los cambios del tiempo. También opinaba que la belleza solo es accesible a los «sabios» (cognoscentes), que son los únicos capaces de juzgarla (iudicium pulchritudinis), ya que poseen una idea innata de lo bello. Por último, en Theologia platonica (1474), Ficino recogió toda la tradición estética neoplatónica y agustiniana y formuló una nueva teoría basada en el Fedón platónico, la de la «contemplación»: en ésta se produce una escisión del cuerpo con el alma, ascendiendo ésta hacia el mundo de las ideas que describió Platón. Aquí el alma puede aprehender de forma inmediata la sensación de la belleza.[nota 14]

Cuando hablamos de «amor», entendedlo como el anhelo de belleza. De hecho, ésta es la definición del amor en todos los filósofos.
Marsilio Ficino, Commentarium in Convivium I, 4[63]

Heredero de la estética ficiniana fue León Hebreo, un judío español exiliado en Italia, autor de Diálogos del amor (1535). León continuó con la tesis neoplatónica de la atracción espiritual de la belleza, afirmando que el amor es la actitud natural del ser humano frente a la belleza. También habló de la «gracia» –que fijó como categoría estética–, que es la que atrae hacia la belleza, siendo en esencia una mezcla de belleza y bondad. Por último, Agostino Nifo publicó en 1531 su tratado De lo bello (De pulchro), donde realizó un estudio histórico de los principales conceptos estéticos desde los sofistas hasta los neoplatónicos, siendo uno de los primeros textos realizados sobre historia de la estética. Nifo era filósofo y médico, y formuló una teoría sobre el amor y la belleza de corte más científico, basada en criterios fisiológicos.[64]

Manierismo

 
Alegoría de la Belleza, de Cesare Ripa. La Belleza es una mujer desnuda con la cabeza oculta entre nubes (símbolo de lo subjetivo de la belleza); en la mano derecha lleva un globo y un compás (la belleza como medida y proporción), y en la izquierda una flor de lis (la belleza como tentadora del alma, igual que el perfume de una flor).[65]

Con el manierismo[nota 15]​ se podría decir que comienza el arte moderno: las cosas ya no se representan tal como son, sino tal como las ve el artista. La belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista, basada en la ciencia, a las múltiples bellezas del manierismo, derivadas de la naturaleza. Para los manieristas, la belleza clásica era vacía, sin alma, contraponiendo una belleza espiritual, onírica, subjetiva, no reglamentada –resumida en la fórmula non so ché («no sé qué») de Petrarca–.[66]​ Apareció en el arte un nuevo componente de imaginación, reflejando tanto lo fantástico como lo grotesco, como se puede percibir en la obra de Brueghel o Arcimboldo. Era una época de escepticismo, de relativismo, de desorientación originada por las nuevas teorías astronómicas (Copérnico, Kepler), donde el hombre ya no era el centro del universo. En Francia, Michel de Montaigne relativizó la verdad, que resultaba inalcanzable; en España, Francisco Sánchez dudó del conocimiento humano, mientras que Baltasar Gracián afirmó que «la única cosa que tenemos clara es el vacío».[67]

Giorgio Vasari, en Vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue hasta nuestros tiempos (1542–1550), inauguró la era de la historia del arte como historiografía, poniendo especial énfasis en la progresión y el desarrollo del arte. Miguel Ángel fue el principal exponente de un nuevo concepto de la relación entre el arte y la belleza: así como hasta entonces se había defendido que el objetivo del arte era imitar la naturaleza, siendo la belleza su resultado, Miguel Ángel planteó lo contrario, que el único objetivo del arte es la belleza, y la imitación de la naturaleza solo es un medio para llegar a ella.[68]

Uno de los principales innovadores en el campo de la estética fue Gerolamo Cardano, escritor, filósofo y médico, autor de De subtilitate (1550), que entre otros temas trató el arte y la belleza. Cardano elaboró una teoría que relacionaba belleza con conocimiento: al ser humano le resulta bello aquello que conoce, aquello que percibe con la vista y el oído, o que capta con la mente. Para Cardano, las cosas sencillas son más bellas, ya que son más fáciles de percibir; las cosas complejas, al ser de más difícil captación, pueden llegar a desagradar. Sin embargo, cuando las cosas difíciles de captar por los sentidos o la razón –que él denominaba subtilitas– son aprehendidas por el ser humano, pueden proporcionar un placer incluso mayor que las cosas sencillas. Y así como la belleza es mayor cuanto más perceptible, la «sutilidad» también incrementa cuanto es más difícil de captar. Lo sutil se relaciona con la rareza, la dificultad, lo oculto, complejo, prohibido e inasequible, que serán las bases del arte manierista.[69]

Por otro lado, Giordano Bruno prefiguró en sus teorías algunas de las ideas modernas sobre arte y belleza: la creación es infinita, no hay centro ni límites –ni Dios ni el hombre–, todo es movimiento, dinamismo. Para Bruno hay tantos artes como artistas, surgiendo la idea de originalidad del artista. El arte no tiene normas, no se aprende, sino que viene de la inspiración. Recogiendo el antiguo concepto de belleza como proporción de las partes, opinaba que la belleza no proviene de Dios, pues este es unicidad. En cambio, encontró la belleza en la naturaleza y en las obras humanas, especialmente el arte, la función del cual es multiplicar la belleza. Afirmó que la belleza eleva los sentimientos del hombre, convirtiéndolo en poeta y héroe. Creía que la belleza no es única, sino múltiple (multiplex), que es indefinida e indescriptible, y que es relativa, no hay una belleza absoluta. También creía que depende del estado de ánimo, y que puede suscitar diversos sentimientos desde la atracción y la complacencia hasta el amor.[70]

Nihil absolutum pulchrum, sed ad aliquim pulchrum (Nada es absolutamente bello, sino que todo es bello en relación con alguna cosa).
Giordano Bruno, De vinculis in genere III, 637[71]

Barroco y racionalismo

El barroco[nota 16]​ fue un estilo heredero del escepticismo manierista, que se vio reflejado en los autores de la época en un sentimiento de fatalidad, de dramatismo. El arte se volvió más artificial, más recargado, decorativo, ornamentado, destacando los efectos ópticos, el ilusionismo. La belleza buscó nuevas vías de expresión, cobrando relevancia lo asombroso, los efectos sorprendentes, y surgiendo nuevos conceptos estéticos como «ingenio», «perspicacia» o «agudeza».[nota 17][72]​ Se ponía énfasis en la conducta personal, el aspecto exterior, reflejando una actitud altiva, elegante, refinada, exagerada, que cobró el nombre de préciosité. Cobró más importancia el teatro, fiel reflejo de este dramatismo y de la artificiosidad del arte, destacando el teatro isabelino inglés (Shakespeare, Ben Jonson, Robert Greene, John Ford) y los «corrales de comedia» españoles (Lope de Vega, Calderón), mientras que en Italia nació la Commedia dell'Arte, teatro itinerante con personajes arquetípicos como Arlequín, Colombina, Pagliaccio, Pantalone, etc.

William Shakespeare presentó en su obra diversos conceptos relacionados con el arte y la belleza: afirmó que la belleza es el sentido de la vista, siendo «el ojo el juez de lo bello» (Trabajos de amor perdidos). Sostuvo que la naturaleza es el principal modelo para el arte: «el arte es en sí naturaleza» (Cuento de invierno), es decir, el arte, como la naturaleza, crea vida. Pero además, el arte puede superar a la naturaleza, ya que tiene un componente adicional, la imaginación: «el arte enseña a la naturaleza» (Timón de Atenas). Por su espiritualismo y emotividad, así como su preponderancia otorgada a la imaginación, se ha considerado a Shakespeare precursor de la estética romántica.[73]

¡Oh, cuanto más bella parece la belleza con el dulce ornamento que le da la verdad!.

Francis Bacon intentó en De dignitate et argumentis scientiarum (1623) clasificar las ciencias y las letras según tres productos del intelecto: razón, memoria e imaginación; de la razón vendría la ciencia, de la memoria la historia y de la imaginación la poesía. Sin embargo, relacionó las artes con los bienes corporales, de los que existen cuatro: salud, belleza, fuerza y placer; de la salud se ocupa la medicina, de la belleza la cosmética, de la fuerza el atletismo y del placer las «artes hedonísticas» (artes voluptuarie). Estas últimas se organizan según los sentidos: la pintura con la vista y la música con el oído. Formuló una teoría historiosófica sobre la relación de la sociedad con el arte: en sociedades jóvenes predominan las artes marciales, en las maduras las liberales y en las decadentes las hedonísticas. También trató sobre la belleza, que para él no tiene reglas, no se circunscribe a cánones o proporciones: «no hay ninguna belleza superior que no posea alguna rareza en las proporciones».[75]

Giovanni Pietro Bellori expuso en L'idea del Pittore, dello Scultore e dell'Architetto, scelta delle bellezze naturali superiore alla natura (1672) una teoría clasicista del arte que, sin embargo, le otorgaba una autonomía y una importancia de tal magnitud que sentaba en cierta medida las bases para el concepto moderno del arte. Bellori se fundamentaba en conceptos anteriores de la belleza, entendida como orden y proporción; pero partiendo de aquí afirmó que la belleza del arte es superior a la de la naturaleza, y que el principio del arte no consiste en la imitación, sino en el reflejo de la «idea». Esta idea no es única sino múltiple, hay una idea para cada ente y objeto creado; y es evolutiva, correspondiendo a cada era un ideal distinto de belleza. Para Bellori, las ideas provienen del Creador, y los artistas «al imitar a aquel primer artífice se forman a su vez en su intelecto un modelo de belleza superior, de modo que al mirarlo enmiendan la natura».[76]

En Francia el siglo XVII fue el «siglo de la razón», filósofos y escritores como Descartes, Racine, Molière y Malherbe representan una búsqueda de la racionalización del pensamiento. Al escepticismo manierista sucedió un racionalismo de raíz científica, que sentaría las bases de la filosofía moderna. Descartes, en Discurso del Método (1637), intentó encontrar una nueva vía de razonamiento, partiendo de premisas claras y empezando de cero cuando el camino se desvía –como ocurría con el relativismo manierista–. Partió de la duda como método filosófico, de la que desprendía la existencia del individuo: mi duda soy yo dudando, es decir, pensando; por tanto, «pienso, luego existo» (cogito, ergo sum).[77]​ Para Descartes, el arte está fuera del conocimiento, por lo que es dudoso, oscuro. Aunque no elaboró ninguna teoría estética, la obra epistemológica de Descartes y su búsqueda de un método filosófico serían las bases de la estética neoclásica.[nota 18]

La filosofía cartesiana junto a la pervivencia del cientificismo aristotélico pusieron las bases de una estética basada en la razón y en las normas de la naturaleza, lo que se percibió en los diversos tratados sobre arte de la época: Racine defendía la inspiración como forma de encontrar soluciones nuevas a la obra de arte; Charles Perrault dividió la belleza en clásica y arbitraria o artificial (inventatio); Charles Batteux, en Las bellas artes reducidas a un único principio (1746), estableció la concepción actual de bellas artes, separadas de las ciencias, con un principio de imitación (imitatio).[78]

Por otro lado, filósofos jansenistas como Pierre Nicole remarcaron el carácter subjetivo de la belleza: en Delectus Epigrammaticus (1659) afirmó que «la subjetividad y disparidad de juicios se debe a que están basados en “primeras impresiones”, cuyo criterio de lo bello es el placer». Sin embargo, percibe un carácter general en estas impresiones, concluyendo que la razón debe poder superar la arbitrariedad de estos juicios iniciales. Por su parte, Blaise Pascal expuso en sus Pensamientos (1670) la imposibilidad de describir la belleza, manifestando sin embargo que el deleite que provoca sí es constatable como un fenómeno universal. Para Pascal, el ser humano tiene en su interior un «modelo» (modèle) de belleza, y le parecerá bello todo cuanto se ajuste a ese modelo. Para un moralista como Nicolas de Malebranche la belleza se encuentra en el alma, afirmando que «deberías saber que en tu alma se encuentra toda la belleza que percibes en el mundo». Baruch Spinoza creía que la belleza no era una cualidad del objeto, sino un efecto del sujeto que lo percibe, manifestando en una carta de 1665 que «no atribuyo a la naturaleza ni belleza ni fealdad, ni orden ni desorden, porque sólo remitiéndonos a nuestra imaginación se puede decir que las cosas son bellas o feas, ordenadas o desordenadas».[79]

En Alemania, Gottfried Wilhelm Leibniz buscó en Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano (1701-1709) una síntesis entre el racionalismo y el empirismo, entre la razón y la sensación. Afirmaba que el hombre no tiene conocimientos racionales de la belleza, lo cual no excluye que exista algún tipo de conocimiento de lo bello, pues el conocimiento tiene varios grados. El conocimiento de lo bello se basa en el gusto, el cual puede emitir juicios axiológicos –percibimos si algo es bello o no–, pero sin poder emitir una razón para ello –sabemos que algo es bello, pero no por qué–. Para Leibniz, «el gusto es algo semejante al instinto». Opinaba que la belleza no depende de la forma –entendida como estatismo–, sino que está inmersa en un flujo, en un dinamismo, es la unidad dentro de la variedad. Relacionó la belleza con la virtud y la perfección, siendo la contemplación estética una fase de un movimiento armonizador al que está sujeto todo aquello que es imperfecto y tiende a la perfección.[80]

Empirismo

 
Análisis de la belleza, de William Hogarth.

El empirismo, desarrollado principalmente en el Reino Unido, se opuso al racionalismo francés, poniendo énfasis en las sensaciones, en la experiencia sensible, desarrollando notablemente la psicología del arte. Los empiristas defendían la subjetividad del gusto, que debía librarse de reglas externas para ser eficazmente percibido por el individuo, que es el que interpreta los juicios estéticos según sus propios parámetros de opinión. Según sus tesis, la belleza no es inherente a las cosas, sino que se encuentra en la mente del espectador, que la interpreta de forma totalmente personal, sentando así las bases del relativismo estético.[81]

Thomas Hobbes analizó en su Leviathan (1651) la imaginación como un «sentido decadente», que es el que persiste en la memoria al desaparecer los estímulos sensoriales externos. Esta «imaginación simple» da paso a una «imaginación compuesta», que es la relación de imágenes simples que crean nuevas imágenes en nuestro cerebro. Para Hobbes, la belleza es «todo aquello que con su aspecto nos promete el bien».[82]

La teoría de Hobbes sobre la asociación de imágenes fue desarrollada por David Hume, quien opinaba que estas sensaciones comportan representaciones creadas por el ser humano, creando las ideas. En Del criterio del gusto (en Cuatro Disertaciones, 1757) intentó hallar estándares o patrones objetivos de gusto, encontrándose con que los juicios estéticos están condicionados por factores subjetivos, determinados por la cultura, edad y temperamento del individuo. Para Hume, la belleza es una experiencia agradable, producida por la imagen que nos hacemos de ésta. En su Tratado de la naturaleza humana (1739-1740) reflejó una estética utilitarista, ya que la belleza es un medio, la finalidad del cual sería el placer, la satisfacción.[83]

La belleza no es una cualidad de las cosas mismas: existe tan sólo en la mente del que las contempla y cada mente percibe una belleza distinta. Puede incluso suceder que alguien perciba fealdad donde otro experimenta una sensación de belleza; y cada uno debería conformarse con su sensación sin pretender regular la de los demás.
David Hume, Ensayos morales, políticos y literarios[84]

Joseph Addison, en Los placeres de la imaginación (1712), introdujo el gusto por cosas que estimulan la imaginación, ligado a la estética de lo sublime. Distinguió tres cualidades estéticas principales: grandeza (sublimidad), singularidad (novedad) y belleza. También creó una nueva categoría, lo pintoresco, aquel estímulo visual que aporta una sensación tal de perfección que pensamos que debería ser inmortalizado en un cuadro. Addison relacionó la belleza con la pasión, desligándola de la razón: la belleza nos afecta de forma inmediata e instantánea, como un golpe, actuando de forma más rápida que la razón, por lo que es más poderosa. Tomó el concepto de lo sublime esbozado por el Pseudo-Longino en el siglo III –a través del Tratado de lo sublime o de las maravillas en la oratoria de Nicolas Boileau-Despréaux–, y lo elevó de categoría retórica a general, trasladándolo del lenguaje a la imagen.[85]

Francis Hutcheson, en Indagación sobre el origen de nuestras ideas sobre la belleza y la virtud (1725), describió la belleza como una facultad capaz de suscitar ideas de lo bello partiendo de cualidades físicas que las provocan. La belleza no proviene de juicios intelectuales o reflexivos, sino que la percibimos cuando presenta una «mezcla adecuada de uniformidad y variedad». El concepto de armonía está en la naturaleza del sujeto, que es el que aprecia lo uniforme en la variedad.[86]

El conde de Shaftesbury, de la escuela neoplatónica de Cambridge, identificaba ética y estética, afirmando que bueno y bello son un mismo concepto. En Características de los hombres, las costumbres, las opiniones, las épocas (1732) definió la apreciación de la belleza como un sentido innato al ser humano, que le produce placer en su relación con el mundo.[87]​ La belleza es el primer paso del amor –como en Ficino–, en un proceso gradual, teleológico, que va de la belleza material a la espiritual. Shaftesbury manifestó que la sensibilidad es estimulada por la imaginación, hablando de «entusiasmo», que es un estado exaltado que eleva el espíritu, propio de los genios. Planteó un tipo de gusto basado en esta sensibilidad entusiasta, que es innata, natural, aunque se puede educar. Para Shaftesbury el gusto es una «aristocracia del sentido», una discriminación de las sensaciones. Identificó el gusto con la conciencia moral, para mejorar el espíritu humano, lo que conduce igualmente al bienestar social, ya que produce una concordancia entre los sentidos y la razón. En arte, lo importante es el equilibrio, el conjunto unitario –siguiendo el concepto de concinnitas de Alberti–, relacionando arte y naturaleza, productos ambos de la armonía del universo.[88]

Edmund Burke, en Indagaciones filosóficas sobre el origen de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime (1757), retomó la teoría de Shaftesbury de la simpatía como identificación emocional. La belleza no se relaciona con ideas abstractas, sino con el sentimiento. Se opuso a la belleza como proporción, destacando nuevas cualidades como la pequeñez, la delicadeza, la variedad, la pureza, la elegancia, etc.[89]​ El gusto, como la belleza, es una experiencia gradual, que se puede educar, pero que no se puede reducir a una medida reglamentada. Para Burke, el arte es una manifestación del sentimiento, que produce placer. Estudió igualmente lo sublime, que describió como un temor controlado que atrae al alma, presente en cualidades como la inmensidad, el infinito, el vacío, la soledad, el silencio, etc. Burke calificó la belleza como «amor sin deseo», y lo sublime como «asombro sin peligro». Así, creó una estética fisiológica, ya que para Burke la belleza provoca amor y lo sublime temor, que pueden sentirse como reales.[90]​ También introdujo la categoría de lo «patético», emoción igualable al placer como sentimiento, que proviene de experiencias como la oscuridad, el infinito, la tormenta, el terror, etc. Estos sentimientos producen una «purgación», recogiendo de nuevo la teoría de la «catarsis» de Aristóteles.

Ilustración

 
Extracto de la portada de la Enciclopedia (1772), cargado de simbolismo: la figura del centro representa la verdad, rodeada por una brillante luz (el símbolo central de la iluminación); dos figuras situadas a la derecha, la razón y la filosofía, están rasgando el velo que cubre la verdad.

El siglo XVIII se fundamentó sobre una doble tendencia: el racionalismo cartesiano francés, que dio una estética normativa, reglamentada –lo que se reflejó en la aparición de las academias–, y el empirismo inglés, que ofrecía una estética más imaginativa. El arte también osciló entre la exuberancia tardobarroca del rococó y la sobriedad neoclasicista, entre la artificiosidad y el naturalismo. Comenzó a producirse cierta autonomía del hecho artístico: el arte se alejó de la religión y de la representación del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista, centrándose más en las cualidades sensibles de la obra que no en su significado.[91]​ La Ilustración supuso el paso de una razón normativa a una crítica, donde el conocimiento es un proceso continuo, en transformación. El principal proyecto ilustrado fue la Enciclopedia, intento de síntesis del conocimiento universal, bajo la dirección de Diderot y D'Alembert.[92]

La estética ilustrada se centró en cuestiones fisiológicas, del hombre, haciendo una estética de los sentimientos: Yves-Marie André distinguió en Ensayo sobre lo bello (1715) tres clases de belleza: «esencial», que es objetiva al estar por encima de cualquier consideración humana; «natural», igualmente objetiva pero a nivel humano, aunque ajena a opiniones de gusto; y «arbitraria», que es subjetiva y relativa.[93]Jean-Baptiste Dubos, en Reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura (1719), abrió el camino hacia la relatividad del gusto, razonando que la estética no viene dada por la razón, sino por los sentimientos. Para Dubos, el arte conmueve, llega al espíritu de una forma más directa e inmediata que el conocimiento racional. Hizo una democratización del gusto, oponiéndose a la reglamentación académica. Dubos introdujo la figura del «genio», como atributo dado por la naturaleza, que está más allá de las reglas. Voltaire también defendió la relatividad del gusto, aunque consideraba este un producto de la educación, orientándose hacia un gusto universal, racionalizado. Por su parte, Étienne Bonnot de Condillac expuso en su Tratado de las sensaciones (1754) que la conciencia humana –y, por tanto, el conocimiento– es la suma de los cinco sentidos.[94]

Denis Diderot, considerado el primer crítico de arte moderno por sus comentarios sobre las obras de arte de los salones parisinos,[95]​ definió la belleza como la percepción de las relaciones, dependiente de la visión personal, negando una belleza absoluta, normativa. Su estética fluctuaba entre una búsqueda de reglas racionales y un sensualismo de valores subjetivos, basándose en las sensaciones, las emociones. Habló también de la genialidad, que es un don de la naturaleza: el genio es un hombre que lleva las pasiones hasta sus límites, sin romperlos. La teoría de Diderot es el origen del concepto romántico de genio.

Jean-Jacques Rousseau culminó la estética del sentimiento: en Discurso sobre las ciencias y las artes (1750) identificó la belleza con el orden natural, la armonía de la totalidad –recogiendo el concepto aristotélico–. Relacionó belleza y bondad, que son reflejos de la naturaleza. Para Rousseau, el hombre es bueno de forma natural, defendiendo la vuelta a la naturaleza.[96]​ En cambio, el marqués de Sade defendió el individualismo y el sensualismo, propugnando el aislamiento del hombre, sin orden social. Estudió las pasiones, los sentidos, defendiendo una moral basada en la soledad del ego, sin reglas, sin normas. Giovanni Giacomo Casanova también hizo una filosofía del individuo, de las pasiones, defendiendo una moral epicúrea y creando un panteísmo materialista, donde la materia está en continua transformación.

 
Portada de la Aesthetica (1750) de Alexander Gottlieb Baumgarten.

En Alemania, la Ilustración (Aufklärung) fue heredera del racionalismo y de la obra de Leibniz y Wolff. Alexander Gottlieb Baumgarten –en su obra Reflexiones filosóficas acerca de la poesía (1735) y más tarde en su Aesthetica (1750)– fue el creador del término «estética» y de su concepción como disciplina filosófica. Baumgarten se fijó en los clásicos (Platón, Aristóteles) y en los Padres de la Iglesia, distinguiendo entre cosas conocidas (noeta) y cosas percibidas (aistheta): las conocidas vienen de la lógica, y las percibidas de los sentidos. Sistematizó la estética como ciencia especial, definió su propio objeto de estudio e integró los conocimientos sensibles dentro de la filosofía de la época. Distinguió la lógica como una gnoseología superior, y la estética como una gnoseología inferior. Baumgarten hizo una división en la facultad cognitiva: pensamiento claro (lógica) y oscuro (estética). La lógica tiende a la abstracción, actúa por representaciones abstractas de la mente, mientras que la estética es concreta, por representaciones sensibles; la lógica crea conceptos, la estética tiene en cuenta el objeto; la lógica actúa por signos convencionales (palabras), la estética no se puede comunicar, las sensaciones no son traducibles en palabras. La comunicación en estética se efectúa por «simpatía», compartiendo estados de ánimo que se han vivido recíprocamente.[97]

Johann Joachim Winckelmann es considerado el padre de la historiografía del arte, creando una metodología científica para la clasificación de las artes y basando la historia del arte en una teoría estética de influencia neoplatónica: la belleza es el resultado de una materialización de la idea. Gran admirador de la cultura griega, afirmó que en la Grecia antigua se dio la belleza perfecta, generando un mito sobre la perfección de la belleza clásica que aún condiciona la percepción del arte hoy día. En Reflexión sobre la imitación de las obras de arte griegas (1755) afirmó que los griegos llegaron a un estado de perfección total en la imitación de la naturaleza, por lo que nosotros solo podemos imitar a los griegos. Asimismo, relacionó el arte con las etapas de la vida humana (infancia, madurez, vejez), estableciendo una evolución del arte en tres estilos: arcaico, clásico y helenístico.[98]

Gotthold Ephraim Lessing rechazó la idea de perfección de Winckelmann, afirmando que no puede haber un concepto de perfección universal para todas las épocas y todas las artes. En el Laocoonte (1766), aunque no rechazó la posibilidad de hallar un sistema que relacione todas las artes, criticó las analogías absolutas –como la fórmula horaciana ut pictura poesis («la pintura, como la poesía», una de las bases de la teoría humanista del arte)–.[99]​ Para Lessing, el medio que utiliza el arte son los signos (Zeichen), que frecuentemente son la base de la imitación. La pintura y la poesía, examinadas en sus contextos imitativos, son distintas: la pintura resulta adecuada para la representación de cualidades sensoriales, tangibles, pudiendo tan solo evocar elementos argumentativos; en cambio, la poesía realiza el proceso inverso.[100]

Sólo quisiera dar el nombre de obras de arte a aquellas en las que el artista se ha podido manifestar como tal, es decir, aquellas en las que la belleza ha sido para él su primera y última intención.

Johann Gottfried Herder fue uno de los precursores del romanticismo, defendiendo la idea de una humanidad unida y sometida a evolución, que quería estudiar a través de una «historia del alma humana». En Silvas críticas o bien observaciones sobre la ciencia del arte y de lo bello (1769) desarrolló una estética psicológica, individualista, que destacaba la sensibilidad y la experiencia individual sobre las abstracciones holísticas de la estética racionalista. Herder vinculaba las artes con los sentidos: la vista con la pintura, la música con el oído y el tacto con la escultura; en cambio, la poesía se dirige directamente al «alma individual» (Seele), como centro de «fuerza» (Kraft) del ser humano. Asimismo, en Cartas sobre Ossian (1773) esbozó una estética anticlasicista, encontrando los auténticos valores del arte en la expresividad «primitiva», en los lenguajes nacionales y la cultura popular –teoría que influiría en la literatura romántica–.[102]

Idealismo

El idealismo alemán, heredero del racionalismo y la Aufklärung alemana (esto es, de la escuela de Leibniz y Wolff), fue la corriente filosófica dominante en Alemania aproximadamente desde la década de 1780 a la de 1830, cuyos principales representantes fueron, partiendo de la discusión con el idealismo trascendental de Kant (a quien a menudo, pero no siempre, se cuenta dentro del idealismo alemán), Fichte, Schelling y Hegel.[103]​ A menudo definido por oposición al realismo, el idealismo, gnoseológicamente, es la doctrina según la cual el conocimiento no se refiere a cosas en sí, en sentido absoluto o trascendente, sino que, condicionado por el sujeto, nunca deja de consistir en contenidos mentales o intelectuales; a su vez, el idealismo metafísico es la posición filosófica según la cual «todo lo verdaderamente real es sólo de esencia ideal y espiritual».[104][105]​ Según Ferrater Mora, una característica común del idealismo postkantiano, a pesar de su diversidad, es el prescindir de la «cosa en sí» que retenía todavía el idealismo kantiano, equiparando así el «mundo» con «la representación del mundo».[106]

Kant

Immanuel Kant, por la sistematización a la que sometió a la recién nacida ciencia estética, puede ser considerado el padre de la estética contemporánea. Una de sus primeras incursiones en la materia fue Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime (1764), pero su principal aportación a la estética la realizó en Crítica del juicio (1790), cuya primera mitad trata principalmente del «juicio de gusto», y donde investiga la aspiración a la validez universal en los juicios sobre belleza y sublimidad, partiendo de la premisa de su original subjetividad, su evidente particularidad para cada individuo.[107]

La principal influencia en el terreno de la estética la recibió Kant del empirismo inglés, especialmente de Burke, cuyo sensualismo le hizo abandonar el intelectualismo que había heredado de Leibniz y Wolff. En Crítica del juicio pretendió resolver la antinomia presente en las dos teorías predominantes –y aparentemente opuestas– esbozadas hasta entonces: el gusto como un proceso del intelecto y sujeto a criterios científicos, o el gusto como sentimiento de origen subjetivo y arbitrario. Kant realiza un intento de síntesis, reconociendo el gusto como un producto de los sentidos y los sentimientos, y por ende subjetivo, pero destacando la tendencia a la universalidad racional que se manifiesta en él. Como señaló Victor Basch en Ensayo crítico sobre la estética de Kant: «junto al imperativo categórico moral, Kant pone el imperativo estético: juzga lo bello de tal modo que tu juicio pueda ser universal y necesario».[108]

Para Kant, el juicio de gusto pone en «juego» el entendimiento y la imaginación, en una relación de armonía. Encontramos en las formas bellas una finalidad, pero no concreta –el arte es necesario, pero no sabemos para qué–. Kant se planteó la pregunta de qué es lo que hace que nos guste una obra de arte, denominándolo «facultad de presentar ideas estéticas», que es la capacidad que tiene la forma bella en el arte. Es aquella representación de la imaginación que nos hace pensar, pero sin que ningún pensamiento le sea adecuado, ningún lenguaje puede expresarlo ni hacerlo inteligible. Las ideas estéticas de Kant no implican un conocimiento racional, muchas veces son ideas que no podemos expresar con palabras. Para Kant, el arte no viene de aquello que representa: lo representativo lleva a lo significativo, pero si lo aplicamos al arte invertimos el proceso de conocimiento –de la razón a lo sensible–. Por tanto, el arte no ha de representar necesariamente la realidad.[109]

Afirmaba Kant que la estética es una paradoja: es la conceptualidad sin concepto, la finalidad sin fin; por tanto, separó conocimiento racional y estética, porque ésta no tiene concepto.[110]​ Para Kant, es bello aquello que sin concepto gusta universalmente, rompiendo la idea de la perfección interna de la belleza: las cosas no son bellas en sí mismas, sino por su impresión en nosotros. La universalidad del juicio estético proviene de un estado suprasensible, común a la naturaleza humana; así, la subjetividad estética, al ser común, propicia una cierta objetividad, basada en leyes naturales –aunque no conocemos su procedencia–. Las ideas estéticas excitan el pensamiento sin un conocimiento conceptual. Al separar la estética del conocimiento racional, Kant otorgó a ésta una base de autonomía, poniendo los cimientos de la estética contemporánea.[111]

En Crítica del juicio también sistematizó la categoría estética de lo sublime. Para Kant lo sublime es el exceso, el desbordamiento: así como la belleza es la forma contenida, limitada, humana, lo sublime desborda la forma, se dirige al infinito. La belleza comporta gusto; lo sublime, atracción. La sublimidad es el punto donde la belleza pierde las formas, es el superlativo de la belleza. Lo sublime es «lo absolutamente grande», aquello que del infinito somos capaces de imaginar. Es lo que gusta inmediatamente por la resistencia que opone al interés de los sentidos, la cual evoca en nosotros las ideas prácticas (morales), en comparación con las cuales es pequeño cualquier objeto de la naturaleza, por grande que sea.[112]​ Kant distinguió un sublime «matemático» (de la magnitud) y otro «dinámico» (de la fuerza); el matemático se opone a la comprensión, mientras que el dinámico puede amenazar nuestra integridad física –por ejemplo, una tormenta de mar–.[113]

Una belleza de la naturaleza es una cosa bella; la belleza artística es una bella representación de una cosa.
Immanuel Kant, Crítica del juicio, § 48.[114]

Schiller, Fichte y Schelling

Para Johann Christoph Friedrich Schiller la belleza es el objetivo de toda actividad humana, en la que se reúnen una facultad teórica y otra práctica. En la estética se reúnen estas dos facultades, dando una tercera, la de «juego», que es una alternancia teórica-práctica en una armonía (belleza) de carácter ético. En Cartas para la educación estética del hombre (1795) distinguió en el ser humano tres facultades, que denominó «impulsos»: un impulso «material» (Stofftrieb), otro «formal» (Formtrieb), y el «de juego» (Spieltrieb), conjunción de los otros dos.[115]​ El impulso de juego es el «hombre estético», el hombre equilibrado, que da a su impulso formal una especie de vitalidad, es el que piensa, conoce, pero también sabe vivir, disfrutar de los sentidos. La actitud estética contribuye al bienestar del hombre en la sociedad. Partiendo de la idea de Kant de que la belleza es intermediaria entre lo sensible y lo inteligible, Schiller manifestó que la belleza es un reflejo de lo natural: es un estado de armonía, donde el sentimiento se corresponde con la ley, sin sacrificar la pasión. En la belleza todo es moral, es un estado de perfección. La belleza eleva del mundo sensible y conduce a un estado de gracia.[116]​ Schiller también habló de lo sublime, en el que distinguió tres fases: «sublime contemplativo», el sujeto se enfrenta al objeto, que es superior a su capacidad; «sublime patético», donde peligra la integridad física; y «superación de lo sublime», en que el hombre vence moralmente, porque es superior intelectualmente.

Johann Gottlieb Fichte puso las bases del pensamiento individualista romántico, de donde surgiría la figura del genio como espíritu exaltado. En Teoría de la ciencia (1794) intentó establecer una doctrina sobre el saber humano, las formas teóricas de la razón. Para Fichte el conocimiento viene del «yo», que es un yo absoluto, metafísico, un principio creador subjetivo, la autoactividad del espíritu. Así, Fichte negó la realidad exterior, ya que lo único real es el yo, lo de fuera es incognoscible.[117]​ Fichte introdujo la estética kantiana en el seno del romanticismo, aunque solo trató de temas estéticos de forma indirecta en algunas de sus obras, como Sobre el espíritu y la letra de la filosofía (1795) y El destino del sabio (1811). Según Fichte, tanto en el terreno de la filosofía como en el arte es el espíritu el que, a través de la imaginación, produce obras singulares, cuyo origen no es práctico ni teórico, sino estético. Asimismo, otorga al arte una función profética, antaño reservada a videntes religiosos y líderes espirituales, y ahora desempeñada por poetas y artistas, en los que se revela el espíritu de forma original y espontánea, y cuya obra está destinada a la educación de la humanidad.[118]

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, recogiendo el concepto del yo de Fichte, defendió el individualismo, el «ser absoluto», investigando la relación entre el «yo» y el «no yo» (objeto y sujeto). Identificó la libertad con el yo absoluto: la acción del yo es una lucha contra el infinito, donde el hombre siempre será derrotado. En Sistema del idealismo trascendental (1800) expresó una filosofía de la naturaleza, que es un espíritu en evolución, que identifica con el yo. Cuando el hombre está en contradicción con el mundo exterior es cuando comienza la filosofía, que es un intermediario entre el hombre y la naturaleza; esta escisión se supera con la poesía. Schelling aceptó una intuición intelectual sobre la reflexión, pero sobre ésta hay una intuición estética, propia del genio. Este momento es el de la unificación entre el consciente y el inconsciente, lo objetivo y lo subjetivo, que solo se produce en el arte; por tanto, «la filosofía debe volver a la poesía». Para Schelling, el espíritu tiene tres fases: conocimiento (intelecto), acción (voluntad) y arte (genio).[119]

Schelling fue el primer filósofo desde Plotino en hacer del arte y la belleza la culminación de todo un sistema filosófico: en Filosofía del arte (lecciones dadas entre 1802 y 1803, pero publicadas en 1859) expuso que el arte es el medio a través del cual se expresan las infinitas «ideas», que provienen de las distintas «potencias» presentes en la identidad absoluta que es el yo, y que se materializan de forma finita, siendo el principal vehículo de revelación de lo absoluto. Así, para Schelling, el arte es una «representación finita de lo infinito». Esta teoría se halla igualmente en su obra Sobre la relación entre las artes plásticas y la naturaleza (1807).[120]

Hegel

Así como Fichte representa el idealismo subjetivo y Schelling el idealismo objetivo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel representa el idealismo absoluto, estableciendo un «saber absoluto» previo a todo conocimiento, formado por ideas articuladas. La naturaleza es la manifestación, la exteriorización de la idea. Hegel opinaba que el conocimiento avanza a través de la confrontación de opuestos: la dialéctica se basa en el movimiento tesis-antítesis-síntesis. Siguiendo a Heráclito, afirmó que todo está en movimiento, por lo que es más importante el tiempo que el espacio, dando gran importancia al devenir histórico. Hegel fue el introductor del relativismo histórico, ya que para él toda época tiene sus reglas y su verdad. Para Hegel, la Historia es el progreso del espíritu, creando en Fenomenología del espíritu (1807) un sistema donde a la lógica sucede la filosofía de la naturaleza, y a ésta la filosofía del espíritu, que divide en tres conceptos: «espíritu subjetivo» (antropología, fenomenología y psicología), «espíritu objetivo» (derecho, moral y ética) y «espíritu absoluto» (arte, religión y filosofía).[121]

Asimismo, influido por Winckelmann, tomó su concepto de que la belleza es la materialización de la idea: para Hegel, el espíritu se forma en el pensamiento, pero este es capaz de alienarse, proyectándose al exterior a través del arte. Así, el arte es el resultado de una alienación (Entäussernung) del pensamiento humano, que también se puede producir a través de la filosofía y la religión, de forma gradual, dando las tres etapas del espíritu humano. En Estética (1835-1838), Hegel afirmó que la belleza en arte es resultado de la idea que ha tomado forma –la idea platónica, como perfección absoluta–; la idea se refleja en la belleza artística.[122]​ Tomando las etapas del arte establecidas por Winckelmann, estableció tres formas de manifestación artística: arte simbólico, clásico y romántico, que se relacionan con tres formas diferentes de arte, tres estadios de evolución histórica y tres maneras distintas de tomar forma la idea.


Arte Historia Idea Forma
Simbólico Infancia Desajuste Arquitectura
Clásico Madurez Ajuste Escultura
Romántico Vejez Desbordamiento Pintura, música y poesía


En la idea, primero hay una relación de desajuste, donde la idea no encuentra forma; después es de ajuste, cuando la idea se ajusta a la forma; por último, en el desbordamiento, la idea sobrepasa la forma, tiende al infinito. En la evolución histórica, equiparó infancia con el arte prehistórico, antiguo y oriental; madurez, con el arte griego y romano; y vejez, con el arte cristiano. En cuanto a la forma, la arquitectura (forma monumental) es un arte tectónico, depende de la materia, de pesos, medidas, etc.; la escultura (forma antropomórfica) depende más de la forma volumétrica, por lo que se acerca más al hombre; la pintura, música y poesía (formas suprasensibles) son la etapa más espiritual, más desmaterializada. La creación artística no ha de ser una mímesis, sino un proceso de libertad espiritual. En su evolución, cuando el artista llega a su límite, se van perdiendo las formas sensibles, el arte se vuelve más conceptual y reflexivo; al final de este proceso se produce la «muerte del arte».[nota 19][123]

Tengo la certeza de que el supremo acto de la razón, aquel en que ésta comprende la totalidad de las ideas, es un acto estético, y que verdad y bondad están íntimamente fundidas tan sólo en la belleza.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Diálogo sobre la poesía[124]

Siglo XIX

Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se sentaron las bases de la sociedad contemporánea, marcada en el terreno político por el fin del absolutismo y la instauración de gobiernos democráticos –impulso iniciado con la Revolución francesa–; y en lo económico, por la Revolución industrial y el afianzamiento del capitalismo, que tendría respuesta en el marxismo y la lucha de clases. La ciencia tuvo un gran impulso, con una nueva actitud de conocimiento empírico que generaría el positivismo. La filosofía influyó cada vez más en la sociedad, con la difusión de las ideas entre un número cada vez mayor de público, proceso iniciado en la Ilustración y propiciado por el aumento progresivo de medios de comunicación que supusieron una universalización de la cultura.[125]

Romanticismo

El romanticismo surgió en Alemania a finales del siglo XVIII con el movimiento denominado Sturm und Drang, pasando posteriormente a otros países, así como pasó igualmente de la literatura al resto de las artes.[nota 20]​ Filosóficamente, era heredero del idealismo, en especial de las teorías formuladas por Kant. Los románticos tenían la idea de un arte que surge espontáneamente del individuo, destacando la figura del «genio» –el arte es la expresión de las emociones del artista–.[126]​ Exaltaban la naturaleza, el individualismo, el sentimiento, la pasión. Esta nueva visión sentimental del arte y la belleza conllevaba el gusto por formas íntimas y subjetivas de expresión como lo sublime, que cobró gran relevancia en el romanticismo.[nota 21]​ También se otorgó un nuevo enfoque a lo oscuro, lo tenebroso, lo irracional, que para los románticos era tan válido como lo racional y luminoso. Partiendo de la crítica de Rousseau a la civilización, el concepto de belleza se alejó de cánones clásicos, reivindicando la belleza ambigua, que acepta aspectos como lo grotesco y lo macabro, que no suponen la negación de la belleza, sino su otra cara.[127]​ Se valoró la cultura clásica, pero con una nueva sensibilidad, valorando lo antiguo, lo primigenio, como expresión de la infancia de la humanidad. También se revalorizó la Edad Media, como época de grandes gestas individuales, en paralelo a un renacer de los sentimientos nacionalistas. El nuevo gusto romántico tenía especial predilección por la ruina, por lugares que expresan imperfección, desgarramiento, pero a la vez evocan un espacio espiritual, de recogimiento interior.[128]

Johann Wolfgang von Goethe es uno de los autores que más ayudaron a crear la imagen del personaje trágico romántico (Werther, Fausto). Una de las características de su obra es la búsqueda del equilibrio de elementos contrarios: lo fugaz y lo perdurable, la acción y la contención, la imaginación y la razón, la pasión y el equilibrio. Para Goethe la belleza es la manifestación de las leyes secretas de la naturaleza. El arte es una expresión moral de aquello que es natural, identificando ética, estética y naturaleza, con un sentimiento panteísta de la naturaleza cercano a Giordano Bruno y Baruch Spinoza.[129]

Johann Christian Friedrich Hölderlin defendió la primacía del yo, aunque el suyo no es un yo absoluto como el de Fichte, sino un yo individual, natural. Intentó trascender los límites de Kant, aglutinando lo sensible y lo inteligible en el arte. Defendía la autosuficiencia del espíritu, la unificación del bien y la belleza, a través de una filosofía estética que tendría su medio de expresión en la poesía. Contrapuso logos (filosofía) y mythos (poesía): la poesía es la antinomia, el lugar donde se reconcilian los contrarios. Para Hölderlin, la unidad está en la belleza artística: la belleza se manifiesta en el arte, aunque es fugaz, una impresión pasajera. En Hiperión (1797-1799) manifestó el deseo de ser uno con el todo, con la naturaleza, en una especie de panteísmo estético. La suya era una filosofía de la fugacidad, con influencia de Heráclito: la juventud se escapa, el amor huye, todo se mueve y cambia, en una nostalgia de lo perdido. En La muerte de Empédocles (1797-1800) habló del genio, que es contradicción, donde se aglutinan la filosofía y la poesía. Buscaba lo eterno, el infinito, que no encontraba: lo eterno es la muerte, la unión con la tierra.[130]

 
La pesadilla, de Johann Heinrich Füssli. Los románticos se sentían atraídos por el terror, lo nocturno, lo demoníaco.

Novalis también se circunscribió a esa búsqueda imposible del infinito, afirmando que el hombre solo encuentra cosas finitas, lo que lo sumerge en un estado de insatisfacción continua. Identificaba poesía y religión, una religión mística, panteísta, en el sentido de religio, religar elementos de conocimiento de la naturaleza y del hombre. El poeta busca los secretos de la naturaleza, en un ideal inalcanzable, un viaje eterno, donde lo importante es el viaje, no la meta. Novalis reclamó la contemplación poética frente al materialismo, defendiendo la intuición, la imaginación. Planteó un «idealismo mágico», una doctrina filosófica que mezclaba ciencia, magia, poesía y filosofía. Para Novalis, «el pensamiento es un sueño del sentimiento», investigando el inconsciente (el «consciente involuntario»), el interior del hombre.[131]

Friedrich von Schlegel, como Novalis –ambos pertenecientes al grupo de Jena–, elaboró una «poesía de la poesía», una poesía que reflexiona sobre sí misma. Por eso desarrollaron la crítica, haciendo una «crítica artística» («poesía del arte»). En la revista Athenäum, editada por el grupo de Jena, surgieron las primeras manifestaciones de la autonomía del arte, ligado a la naturaleza: en la obra de arte se encuentran el interior del artista y su propio lenguaje natural. En Diálogo sobre la poesía (1800), Schlegel defendió la poesía orientada hacia la naturaleza, donde el poeta aparece como un demiurgo, un intérprete entre el hombre y la naturaleza. Destacó la actividad creadora libre, tanto en poesía como en pintura. En Lucinda (1799) propuso una unión de lo masculino y lo femenino, en un ideal andrógino. Defendía la libertad sexual, así como el inconsciente, e introdujo conceptos como lo «interesante», la «ironía» y el «fragmento», donde se manifiesta el yo de forma libre.[132]

Wilhelm Heinrich Wackenroder representa el romanticismo místico: en Desahogos de un monje amante del arte (1796) expresó un concepto ideal de la pintura centrado en los maestros del Renacimiento, que culmina en Rafael y Durero. Para Wackenroder Dios se comunica con el hombre a través de «oscuros sentimientos» que se transmiten por dos vías: la naturaleza y el arte. Así, el arte es un lenguaje cifrado de Dios, que representa «lo invisible en lo visible», es decir, en la belleza.[133]​ En contrapartida, Johann Ludwig Tieck representa el romanticismo nihilista: en Almansur (1791) describió el mundo físico como una ilusión, y la moral como algo estéril, como un intento fútil de la acción ética del individuo, sea hacia la virtud, sea hacia el pecado. Así, al hombre solo le queda disfrutar de la vida de forma estética y armoniosa, cuyo único fin es la belleza.[134]​ Un intento de combinar ambas posturas fue el de E. T. A. Hoffmann, que representa fielmente la dicotomía del alma fáustica alemana: en sus cuentos, el artista está caracterizado por dos rasgos esenciales, la alienación y el desgarramiento. Por un lado, el artista está alienado en el mundo que lo envuelve, que no le permite trascender al mundo ideal, perfecto, que este ansía; por otro, está desgarrado en su interior al considerar el yo como lugar de unión entre el artista y su mundo ideal. La única liberación para el artista es la muerte o la locura. Para Hoffmann, el arte es catártico, una cura del dolor y la desesperación. Sintetizó lo cómico y lo trágico, provenientes ambos de un mismo principio, cuya esencia es la «ironía», el sentido del humor.[135]

En Gran Bretaña, los estudios estéticos pasaron del análisis del objeto artístico o de su percepción por el espectador, que había centrado la investigación estética dieciochesca, al estudio del artista como creador, como sujeto activo. Así se percibe en la obra de William Blake, William Wordsworth, Percy Shelley y John Keats.[136]​ Wordsworth, en Baladas líricas (1802), expuso que la poesía es ante todo «expresión del sentimiento», siendo el poeta un «catalizador» de los sentimientos humanos. Se opuso a la idea aristotélica del arte como imitación, defendiendo la inspiración como proceso creativo que refleja el mundo a través de la impresión que de él tiene el artista en su interior. Shelley, influido por la teoría hipostática de Plotino, creía que el poeta era capaz con su arte de fundirse con la belleza ideal, con una entidad superior que denominaba «el Único»: «un poeta participa de lo eterno, lo infinito y del Único».[137]​ William Blake creó una original teoría según la cual el entendimiento –la esfera mental superior desde Platón– estaba al mismo nivel que los sentidos –considerados hasta entonces inferiores–, otorgando en cambio una posición superior a estos dos a la imaginación, que para él es la única actividad mental que conduce a la verdad. La imaginación conduce al «mundo extrasensorial», al que solo se accede a través de la «revelación», de la comunión con lo divino. Por otro lado, Samuel Taylor Coleridge distinguió en su Biographia Literaria (1817) entre imaginación y fantasía: la fantasía es un «modo de memoria», que crea asociaciones entre los datos obtenidos a través de los sentidos; en cambio, la imaginación es la «facultad unificadora» que elabora los datos sensoriales, convirtiéndolos en un producto completamente nuevo. La imaginación es capaz de captar la verdad, de revelar los misterios de la naturaleza, de forma distinta y quizá superior al intelecto.[138]

 
Saturno devorando a un hijo, de Francisco de Goya. La Estética de lo feo (1853) de Johann Karl Friedrich Rosenkranz introdujo la fealdad como categoría estética.

En Francia, Victor Hugo expuso en el prefacio de Cromwell (1827) uno de los sellos distintivos del espíritu romántico: la melancolía, «un sentimiento que es más que la gravedad y menos que la tristeza», y que se ha desarrollado en el hombre moderno por influencia del cristianismo, que ha conferido un sentido más humano y relativo a las ideas de perfección y belleza, donde «lo feo existe al lado de lo bello, lo deforme cerca de lo gracioso, lo grotesco en el reverso de lo sublime, el mal con el bien, la sombra con la luz».[139]​ Por su parte, Stendhal se desmarcó de la estética universalizadora ilustrada para remarcar de nuevo el relativismo del juicio estético, basado en el hedonismo: la belleza es «mi placer sensible», que no tiene criterios objetivos, sino que es voluble y caprichoso. Influido por Hobbes, afirmó que la belleza es «una promesa de felicidad».[140]

Además de estos autores, ciertos teóricos formados en el romanticismo pero que se distanciaron del racionalismo metafísico comenzaron a tener teorías más escépticas, centradas en los problemas del individuo: Karl Wilhelm Ferdinand Solger puso énfasis en la negatividad del arte: en el arte, la idea se revela como proceso dialéctico a través de su negación, proceso por el que accede del objeto a su representación. Para Solger, la experiencia estética representa el fracaso de la reconciliación entre finito e infinito. Igualmente, Friedrich Theodor Vischer, en Estética o ciencia de lo bello (1846-1857), acude a Hegel para mostrar que el arte es la dicotomía entre una idea y su manifestación, siendo la negación de la idea el proceso originador de la experiencia estética.[141]Johann Karl Friedrich Rosenkranz, en Estética de lo feo (1853), siguiendo igualmente el sistema dialéctico hegeliano, introdujo la fealdad como categoría estética: estableció la belleza como tesis y la fealdad como antítesis, dando como síntesis la risa: lo feo queda anulado por lo cómico. Lo feo no existe en sí mismo, sino en contraste con lo bello. Afirma que lo feo es relativo, mientras que lo bello es absoluto; así, lo feo, lo «negativo estético», se supera desde dentro, igual que el mal se devora a sí mismo. De igual forma sistematizó las categorías de lo feo: deformidad, incorrección y desfiguración.[142]

No es difícil entender que lo feo, como concepto relativo, sólo es comprensible en relación con otro concepto. Este otro concepto es el de lo bello: lo feo sólo existe porque existe lo bello, que constituye su presupuesto positivo. Si no existiera lo bello, no existiría de ningún modo lo feo, porque sólo existe en cuanto negación de aquello.

Kierkegaard, Schopenhauer y Wagner

Søren Kierkegaard, precursor del existencialismo, defendió el individualismo, el subjetivismo. Para Kierkegaard, la vida es un devenir absurdo, el hombre es «lanzado al mundo», está separado, escindido, tanto de la colectividad como de la divinidad. Planteó dos estados de la vida: el seductor (estética) y el asceta (ética). El asceta es el que vive en repetición, en la fe, la búsqueda de Dios, que sin embargo no halla, ya que la religión es una ilusión. En cambio, el esteta es aquel que solo vive el instante, en un reino de ilusión, de apariencia, que produce insatisfacción. Kierkegaard encuentra aquí la paradoja del hombre que vive una vida estética: solo le satisface la insatisfacción, está inmerso en un círculo del que no puede salir. Por tanto, la desesperación es la forma a priori de la vida estética, ya que el esteta no encuentra lo que anhela en el mundo circundante. En su forma suprema, esa desesperación es la melancolía, el «histerismo del espíritu», donde este no encuentra su camino, se ve vacío y agotado; la melancolía es «la desesperación vivida estéticamente». Para superar este estadio hace falta un «salto», cuando el esteta identifica el sentido de la existencia con su propia autodestrucción, cuando las contradicciones de la vida estética se revelan en el estadio de la fe.[144]

Arthur Schopenhauer trató temas de estética en su principal obra, El mundo como voluntad y representación (1819) –especialmente su tercer libro, dedicado a la teoría del arte–. Para Schopenhauer el mundo es una «representación», una red de fenómenos que es el «velo de Maya», engaño y apariencia, ordenado conforme al espacio, el tiempo y la causalidad.[145]​ Pero hay un sustrato no fenoménico, no sujeto al espacio ni al tiempo, y que además es libre, la «voluntad», que Schopenhauer identifica como la «cosa en sí» kantiana. El hombre tiene un acceso privilegiado a dicho sustrato: además de percibirse externamente, en el ámbito fenoménico, como cuerpo («objeto inmediato»), en la autoconciencia se percibe a sí mismo, en su interior más profundo, como «voluntad de vivir».[146]​ Sin embargo, esta voluntad crea insatisfacción, lo que produce dolor; el placer es tan solo un cese temporal del dolor, y a ello ayudan levemente la filosofía y el arte –especialmente la música–. Para superar el dolor la única solución es la «superación de la voluntad de vivir», la destrucción del ego, alcanzando un estado cercano al nirvana budista –Schopenhauer estaba muy influido por la filosofía oriental–.[147]

Schopenhauer se basó en el idealismo platónico para su teoría del arte, el cual no refleja la realidad fenoménica, sino las «ideas (platónicas)», no en cuanto objetos mentales sino como «grados de objetivación de la voluntad».[148]​ El arte representa un cierto consuelo ante el sufrimiento de la conciencia individual, ante un mundo donde todo es ilusorio, aparente. El arte libera del tiempo, de la voluntad de vivir; ante el arte «el mundo como representación es el único que permanece, y se desvanece el mundo como voluntad».[149]​ Identificó la creación artística como una forma, la forma más profunda, de conocimiento –creía que el arte es complementario de la filosofía y la ética–. La conciencia estética es un estado de contemplación desinteresada, donde las cosas se muestran en su pureza más profunda. El arte habla en el idioma de la intuición, no de la reflexión. Es una vía para escapar del estado de infelicidad propio del hombre, es la reconciliación entre voluntad y conciencia, entre objeto y sujeto, alcanzando un estado de contemplación, de felicidad.[150]

Richard Wagner recogió la ambivalencia entre lo sensible y lo espiritual de Schopenhauer: Tannhäuser es el arquetipo de personaje romántico, que oscila entre el amor terrenal y el espiritual. En Ópera y drama (1851), Wagner planteó la idea de la obra de arte total (Gesamtkunstwerk), donde se haría una síntesis de la poesía, la palabra –elemento masculino–, con la música –elemento femenino–. Wagner opinaba que el lenguaje primitivo sería vocálico, mientras que la consonante fue un elemento racionalizador; la introducción de la música en la palabra sería un retorno a la inocencia primitiva del lenguaje.[151]

Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche recibió en su juventud la influencia de Wagner y Schopenhauer –a los que posteriormente repudió–, mientras que en su madurez estuvo más influido por Stendhal, Bizet y Dostoievski.[152]​ La filosofía de Nietzsche es vitalista, afirmando la voluntad de vivir frente a la represión vital ejercida por el cristianismo (la «moral de los señores» frente a la «moral de los esclavos»). Expresó sus ideas a través de parábolas y aforismos de estilo metafórico, como su idea del «eterno retorno» (ewige Wiederkunft), que tomó de Heráclito, según la cual la historia se repite en ciclos que se suceden indefinidamente; pero el ser humano puede intervenir en este proceso, a través de una «transmutación de todos los valores» (Umwertung aller Werte), que le lleva a la figura del «superhombre» (Übermensch), aquella persona que acepta sus impulsos vitales, la vida en toda su plenitud, basada en la «voluntad de poder», y que forja su propia moral, «más allá del bien y del mal».[153]

La estética nietzscheana se caracteriza por su oposición a la moral cristiana, que para él supone una negación de la vida, así como al intelectualismo logicista que, partiendo de Sócrates, impregna toda la filosofía occidental. Una de sus primeras obras en el terreno de la estética fue El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música (1872), donde defendió la tragedia como algo lúdico, alegre, un «consuelo metafísico». Estudiando la tragedia griega, dijo que es una combinación del espíritu apolíneo y el dionisíaco: Apolo es el genio del principium individuationis,[nota 22]​ el que da las representaciones de la vida –vinculado a las artes plásticas–; Dioniso representa la disgregación, la superación de la individualidad, la exaltación mística –vinculado a la música–. Su propuesta de tragedia es dionisíaca, afirmando que el mito trágico se ha ido perdiendo desde Sócrates –creador del pensamiento lógico–, y que ahora hay que recuperarlo. Sin embargo, en su obra inacabada La filosofía en la época de la tragedia griega se dio cuenta de que no se puede recuperar el espíritu trágico griego, ya que sería sustituir una religión por otra, por lo que propuso la compenetración entre Dionisio y Apolo, para buscar el equilibrio.[154]

Posteriormente, tras su ruptura con Wagner por componer una ópera “cristiana” (Parsifal), retornó en Humano, demasiado humano (1878), Aurora y La gaya ciencia al pensamiento ilustrado, elogiando a Voltaire y elaborando una estética antirromántica y antigermánica, todo lo contrario a lo defendido por Wagner. Defiende entonces el más riguroso clasicismo, la simplicidad, la simetría, el orden, todo lo que representa el arte apolíneo, frente a cualquier tipo de recargamiento o exageración. Frente al artista como genio contrapone el artista como creador, el arte como fruto de un trabajo y de una preparación, respondiendo a criterios de estilo.[152]​ Sin embargo, en sus últimas obras –después de Así habló Zaratustra– retornó a su concepto de lo dionisíaco: juzga el arte moderno como decadente, aplicando al arte conceptos fisiológicos de salud y enfermedad. El arte auténtico será el que embriaga, el que arrolla por su fuerza y comporta un sentimiento de plenitud. En El crepúsculo de los ídolos (1888) distinguió dos tipos de «embriaguez»: la de las artes plásticas o épicas, que son visionarias, y la de la música, que es emotiva.[155]

Por último, en La voluntad de poder (1901, no concluido), sintetizó sus reflexiones sobre el arte, donde esta voluntad se manifiesta como el «gran estilo» artístico, que es la afirmación de la vida hasta en su vertiente más trágica, es la asimilación de las pasiones, de los errores de la vida, es aceptar el mundo tal como es. Es la forma más alta del pathos trágico, es decir sí a la vida hasta en sus problemas más extraños y profundos. Para Nietzsche, el arte es el gran estimulante de la vida, la obra de arte es lo único que consuela del sufrimiento de vivir. La creación artística es la misma fuerza que el acto sexual, es la misma noción de belleza. Nietzsche opinaba que la belleza no es una sustancia metafísica, no hay una belleza «en sí»; la belleza y la fealdad son relativas, dependen de cada uno. La belleza es la armonización de los deseos, tanto buenos como malos.[156]

El arte y nada más que el arte. ¡Es el que hace posible la vida, gran seductor de la vida, gran estimulante de la vida!. El arte es la única fuerza superior contraria a toda voluntad de negar la vida.

Esteticismo

El esteticismo fue una reacción al utilitarismo imperante en la época y a la fealdad y materialismo de la era industrial. Frente a ello, surgió una tendencia que otorgaba al arte y a la belleza una autonomía propia, sintetizada en la fórmula de Théophile Gautier del «arte por el arte» (l'art pour l'art), llegando incluso a hablarse de «religión estética».[158]​ Esta postura pretendía aislar al artista de la sociedad, buscando de forma autónoma su propia inspiración y dejándose llevar únicamente por una búsqueda individual de la belleza.[159]​ Dicha premisa partía, por un lado, de la autonomía otorgada a la estética por Kant y, por otro, de la obra de escritores románticos como Tieck y Wackenroder. La belleza se alejó de cualquier componente moral, convirtiéndose en el fin último del artista, que llegaba a vivir su propia vida como una obra de arte –como se puede apreciar en la figura del dandy–.[160]​ Se llevó la sensibilidad romántica a la exageración, sobre todo en el gusto por lo morboso y terrorífico, surgiendo una «estética del mal», apreciable en la atracción por el satanismo, la magia y los fenómenos paranormales, o la fascinación por el vicio y las desviaciones sexuales.[161]​ El esteticismo influyó en el prerrafaelismo y el simbolismo francés, y fue predecesor del modernismo.[nota 23]

Uno de los teóricos del movimiento fue Walter Pater, que influyó al denominado decadentismo inglés, estableciendo en sus obras que el artista debe vivir la vida intensamente, siguiendo como ideal a la belleza. Para Pater, el arte es «el círculo mágico de la existencia», un mundo aislado y autónomo puesto al servicio del placer, elaborando una auténtica metafísica de la belleza.[162]​ Posteriormente, autores como James Abbott McNeill Whistler, Oscar Wilde, Algernon Charles Swinburne y Stéphane Mallarmé desarrollaron esta tendencia hasta un elevado grado de refinamiento basado únicamente en la sensibilidad del artista. Edgar Allan Poe elaboró en sus relatos un concepto de la belleza como cualidad autónoma, dando primacía a la imaginación y la originalidad. En "El principio poético" (1848), negó la intención moral en la obra de arte, así como su carácter didáctico, defendiendo los elementos fantásticos como principales creadores de la esteticidad del arte. Para Poe, así como la inteligencia se ocupa de la verdad y la moral del deber, es el gusto el que se debe ocupar de la belleza, gusto que concibe como facultad autónoma que tiene sus propias leyes.[163]

Un instinto inmortal, profundamente enraizado en el espíritu del hombre, es de este modo, dicho sin rodeos, un sentido de lo Bello.
Edgar Allan Poe, El principio poético[164]

Por otro lado, Charles Baudelaire fue uno de los primeros autores que analizaron la relación del arte con la recién surgida era industrial, prefigurando la noción de «belleza moderna»: no existe la belleza eterna y absoluta, sino que cada concepto de lo bello tiene algo de eterno y algo de transitorio, algo de absoluto y algo de particular. La belleza viene de la pasión y, al tener cada individuo su pasión particular, también tiene su propio concepto de belleza. En su relación con el arte, la belleza expresa por un lado una idea «eternamente subsistente», que sería el «alma del arte», y por otro un componente relativo y circunstancial, que es el «cuerpo del arte». Así, la dualidad del arte es expresión de la dualidad del hombre, de su aspiración a una felicidad ideal enfrentada a las pasiones que le mueven hacia ella. Frente a la mitad eterna, anclada en el arte clásico antiguo, Baudelaire vio en la mitad relativa el arte moderno, cuyos signos distintivos son lo transitorio, lo fugaz, lo efímero y cambiante –sintetizados en la moda–. Baudelaire tenía un concepto neoplatónico de belleza, que es la aspiración humana hacia un ideal superior, accesible a través del arte. El artista es el «héroe de la modernidad», cuya principal cualidad es la melancolía, que es el anhelo de la belleza ideal.[165]

Estética sociológica

Los cambios sociales producidos por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, tanto a nivel político como económico, llevaron a los filósofos a replantearse la relación del hombre con la sociedad. Así surgió la sociología del arte, ciencia fundamentada en los principios metodológicos del positivismo que considera al artista como parte indisoluble de la sociedad, siendo la obra artística un fiel reflejo de los condicionamientos sociales que envuelven al artista.[166]Hippolyte-Adolphe Taine, en su Filosofía del arte (1865-1869), aplicó al arte un determinismo basado en la raza, el contexto y la época (race, milieu, moment). Para Taine, la estética –la «ciencia del arte»–, opera como cualquier otra disciplina científica, según parámetros racionales y empíricos. Jean Marie Guyau, en Los problemas de la estética contemporánea (1884) y El arte desde el punto de vista sociológico (1888), planteó una visión evolucionista del arte, afirmando que el arte está en la vida, y que evoluciona como ésta; y al igual que la vida del ser humano está organizada socialmente, el arte debe ser reflejo de la sociedad.[167]

La estética sociológica tuvo una gran vinculación con el realismo pictórico y con movimientos políticos de izquierdas, especialmente el socialismo utópico: autores como Henri de Saint-Simon, Charles Fourier y Pierre Joseph Proudhon defendieron la función social del arte, que contribuye al desarrollo de la sociedad, aunando belleza y utilidad en un conjunto armónico. Por otro lado, en el Reino Unido, la obra de teóricos como John Ruskin y William Morris aportó una visión funcionalista del arte: en Las piedras de Venecia (1851-1856) Ruskin denunció la destrucción de la belleza y la vulgarización del arte llevada a cabo por la sociedad industrial, así como la degradación de la clase obrera, defendiendo la función social del arte. En El arte del pueblo (1879) pidió cambios radicales en la economía y la sociedad, reclamando un arte «hecho por el pueblo y para el pueblo». Por su parte, Morris –fundador del movimiento Arts & Crafts– defendía un arte funcional, práctico, que satisfaga necesidades materiales y no solo espirituales. En Escritos estéticos (1882-1884) y Los fines del arte (1887) defendió un concepto de arte utilitario pero alejado de sistemas de producción excesivamente tecnificados, próximo a un concepto del socialismo cercano al corporativismo medieval.[168]

La obra de Ruskin y Morris coincidió con la época victoriana, donde el arte, principalmente subvencionado por la nueva clase emergente, la burguesía, cobró un nuevo valor relacionado con la ostentación, con el reflejo del estatus social, lo que implicaba un factor comercial que provocó la mercantilización del arte en el siglo XX y el auge de las galerías de arte, que se convertirían a su vez en centros difusores de nuevas tendencias.[169]​ Asimismo, con el Art Nouveau surgió una revalorización del aspecto ornamental del arte y la importancia del diseño, lo que conllevó un gran auge de las artes decorativas, como el mosaico, la vidriería, la orfebrería, la ebanistería, la forja de hierro, la joyería, la cerámica, etc. En este ambiente, el concepto de belleza era más funcional que puramente estético, y dependía de criterios industriales, como la calidad y la producción en masa.[170]

Por otro lado, la función del arte fue cuestionada por el escritor ruso Lev Tolstoi: en ¿Qué es el arte? (1898) se planteó la justificación social del arte, argumentando que siendo el arte una forma de comunicación solo puede ser válido si las emociones que transmite pueden ser compartidas por todos los hombres. Para Tolstoi, la única justificación válida es la contribución del arte a la fraternidad humana: una obra de arte solo puede tener valor social cuando transmite valores de fraternidad, es decir, emociones que impulsen a la unificación de los pueblos.[171]

Estética psicológica

Con la equiparación de las ciencias del espíritu con las ciencias de la naturaleza efectuada por el positivismo, nació la estética psicológica o «psicología del arte». Gustav Theodor Fechner fue uno de los primeros investigadores que introdujo la experimentación en psicología, afirmando que el espíritu es reflejo de la naturaleza. En Estética experimental (1871-1876) intentó sentar las bases de unos principios científicos aplicables al arte, con una concepción neoplatónica derivada del concepto metafísico de que «todo es uno». Para Fechner, los objetos estéticos (imágenes, sonidos) evocan recuerdos o impresiones que a través de su reconocimiento estimulan nuestra afinidad con el objeto artístico.[172]

Theodor Lipps formuló en Estética (1903-1906) su teoría de la empatía estética (Einfühlung), como un proceso de afinidad entre objeto y sujeto, donde este se reconoce a sí mismo y se solidariza con él, en un proceso deductivo que permite al sujeto hallar un conocimiento de sí mismo que hasta ese momento ignoraba.[173]

Empatía significa que, en la medida en que yo aprehendo un objeto, en ese objeto –tal y como existe para mí– experimento como perteneciente a él una actividad mía o un modo de explicarse mi propio yo.
Theodor Lipps, Estética.[174]

Sigmund Freud, de actitud positivista, defendió la ciencia sobre el arte.[nota 24]​ Recogió las ideas del inconsciente de Schopenhauer y Nietzsche, intentando salvar el «yo» y estableciendo un modelo basado en el equilibrio de la razón y la pasión, a la vez que revalorizó el mundo de las pulsiones fisiológicas. Contrapuso «principio de placer» contra «principio de realidad», donde el primero sería el niño y el segundo el adulto. Dividió la personalidad en consciente, preconsciente e inconsciente: el preconsciente se puede recuperar con la asociación de ideas, mientras que el inconsciente es aquello que está reprimido, tanto individual como socialmente. Afirmó que hay dos tipos de realidad: una verdadera, objetiva (Wierklichkeit), y otra asumida, construida (Realität), es decir, una consciente y otra psíquica. Freud introdujo una nueva categoría estética, lo «siniestro» (Unheimlich), variación de lo sublime con connotaciones más negativas, ya que se basa en la angustia, en el miedo. Para Freud lo siniestro es lo más profundamente humano, es «el eterno retorno de lo idéntico no deliberado». Lo siniestro está en toda obra de arte, que es reflejo de lo más profundo del hombre.[175]

En La interpretación de los sueños (1900) Freud introdujo los conceptos de «contenido manifiesto» y «contenido latente» de los sueños, que interpretó como una realización de deseos inconscientes. Freud fue el primero en aplicar el psicoanálisis al arte (Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci, 1910), la sociedad (Tótem y tabú, 1913), la cultura (El malestar en la cultura, 1930) y la religión (Moisés y el monoteísmo, 1939). Para Freud, el arte sería una de las maneras de representar un deseo, una pulsión reprimida, de forma sublimada. El origen del sentimiento estético –la belleza– es el mismo que del deseo erótico. Opinaba que el artista es una figura narcisista, cercana al niño, que refleja en el arte sus deseos. Afirmó que las obras artísticas pueden ser estudiadas como los sueños y las enfermedades mentales, con el psicoanálisis. Su método era semiótico, estudiaba los símbolos, opinando que una obra de arte es un símbolo. Pero como es el símbolo el que hace aquello simbolizado, hay que estudiar la obra de arte para llegar al origen creativo de la obra.[176]

Carl Gustav Jung relacionó la psicología con diversas disciplinas como la filosofía, la sociología, la religión, la mitología, la literatura y el arte. En Contribuciones a la psicología analítica (1928), sugirió que los elementos simbólicos presentes en el arte son «imágenes primordiales» o «arquetipos», que están presentes de forma innata en el «subconsciente colectivo» del ser humano. Jung influyó en el surrealismo y en el expresionismo abstracto.[177]

Estética cultural

A finales del siglo XIX, principalmente en Alemania, surgió una tendencia a estudiar la filosofía –así como la historia, el arte, y demás ciencias sociales– desde el punto de vista de la cultura, utilizando como herramienta metodológica la interpretación crítica. Influidos por el idealismo, el romanticismo y el neokantismo,[nota 25]​ eran autores que, al vivir en una época donde resultaba patente la crisis de valores objetivos, recurrieron al estudio de la historia (historicismo) y de la cultura para poder analizar el presente.[178]

Uno de sus máximos representantes, Wilhelm Dilthey, se dedicó a las «ciencias del espíritu», formulando una teoría acerca de la unidad entre arte y vida. Prefigurando el arte de vanguardia, Dilthey ya vislumbraba a finales del siglo XIX cómo el arte se alejaba de las reglas académicas, y cómo cobraba cada vez mayor importancia la función del público, que tiene el poder de ignorar o ensalzar la obra de un artista determinado. Encontró en todo ello una «anarquía del gusto», que achacó a un cambio social de interpretación de la realidad, pero que percibió como transitorio, siendo necesario hallar «una relación sana entre el pensamiento estético y el arte». Así, ofreció como salvación del arte las ciencias del espíritu, especialmente la psicología: la creación artística debe poder analizarse bajo el prisma de la interpretación psicológica de la fantasía. En Vida y poesía (1905) presentó la poesía como expresión de la vida, como «vivencia» (Erlebnis) que refleja la realidad externa de la vida. La creación artística tiene pues como función intensificar nuestra visión del mundo exterior, presentándolo como un conjunto coherente y pleno de sentido.[179]

Georg Simmel formuló una teoría de la modernidad que, desde un punto de vista sociológico, otorgaba un papel relevante al arte: analizando la evolución cultural desde una perspectiva de influencia marxista pero matizada por un cierto vitalismo, percibió en la evolución del espíritu humano una constante creación de formas culturales que, una vez generadas, producen formas objetivas de naturaleza autónoma que tienden a perpetuarse en el tiempo. Así, la cultura presenta una dualidad de origen: el alma subjetiva y el producto objetivo. Simmel percibió en el arte de vanguardia una disparidad entre subjetividad y objetividad, por lo que el arte dejaba de ser unitario y armónico para ser fragmentario y caótico.[180]

Siglo XX

 
Fuente, de Marcel Duchamp. El siglo XX supuso una pérdida del concepto de belleza clásica para conseguir un mayor efecto en el diálogo artista-espectador.

La estética contemporánea ha presentado una gran diversidad de tendencias, en paralelo con la atomización de estilos producida en el arte del siglo XX. Tanto la estética como el arte actuales reflejan ideas culturales y filosóficas que se fueron gestando en el cambio de siglo XIX-XX, en muchos casos contradictorias: la superación de las ideas racionalistas de la Ilustración y el paso a conceptos más subjetivos e individuales, partiendo del movimiento romántico y cristalizando en la obra de autores como Kierkegaard y Nietzsche, suponen una ruptura con la tradición y un rechazo de la belleza clásica. El concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorías científicas: la subjetividad del tiempo (Bergson), la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, la teoría del psicoanálisis de Freud, etc. Por otro lado, las nuevas tecnologías hacen que el arte cambie de función, ya que la fotografía y el cine ya se encargan de plasmar la realidad. Todos estos factores produjeron la génesis del arte abstracto, donde el artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar sus sentimientos.[181]​ También hay que valorar la progresiva disminución del analfabetismo, puesto que antiguamente, al no saber leer la gente, el arte gráfico era el mejor medio para la transmisión del conocimiento –sobre todo religioso–, función que ya no es necesaria en el siglo XX.

Los movimientos de vanguardia pretendían integrar el arte en la sociedad, buscando una mayor interrelación artista-espectador, ya que es este último el que interpreta la obra, pudiendo descubrir significados que el artista ni conocía. Es lo que Umberto Eco denominó «obra abierta»: una obra que expresa con mayor libertad la concepción del artista, pero que a la vez establece un diálogo con el espectador, al tener un número ilimitado de interpretaciones. A veces el arte está más en la visión que le otorga el espectador que no en su propio proceso productivo, como en los ready-made de Marcel Duchamp.[182]

El arte contemporáneo está íntimamente ligado a la sociedad, a la evolución de los conceptos sociales, como el mecanicismo y la desvalorización del tiempo y la belleza. Es un arte que destaca por su instantaneidad, necesita poco tiempo de percepción. El kitsch, la nueva categoría estética surgida en el siglo XX, es la esencia de la fealdad, una copia de un objeto clásico sometida a retoques y exigencias de la mediocridad; es consumista, efímero, mecánico.[183]​ Otra nueva categoría es lo camp, aquella sensibilidad estética basada en el mal gusto, en comportamientos exagerados, afectados, teatrales o afeminados, que transforma elementos culturales originalmente serios en objetos frívolos, insustanciales, donde se valora el artificio, la mediocridad, la ostentación.[184]

El arte actual tiene oscilaciones continuas del gusto, cambia simultáneamente: así como el arte clásico se sustentaba sobre una metafísica de ideas inmutables, el actual, de raíz kantiana, encuentra gusto en la conciencia social de placer (cultura de masas). En una sociedad más materialista, más consumista, el arte se dirige a los sentidos, no al intelecto. Así cobró especial relevancia el concepto de moda, una combinación entre la rapidez de las comunicaciones y el aspecto consumista de la civilización actual. La velocidad de consumo desgasta la obra de arte, haciendo oscilar el gusto, que pierde universalidad, predominando los gustos personales. Las últimas tendencias artísticas han perdido incluso el interés por el objeto artístico: el arte tradicional era un arte de objeto, el actual de concepto. Hay una revalorización del arte activo, de la acción, de la manifestación espontánea, efímera, del arte no comercial (arte conceptual, happening, environment).[185]

Formalismo

El formalismo defiende el estudio del arte a partir del estilo, aplicando una metodología evolucionista que otorga al arte una autonomía alejada de cualquier consideración filosófica, rechazando la estética romántica y el idealismo hegeliano, y acercándose al neokantismo. Su principal teórico fue Heinrich Wölfflin, considerado el padre de la moderna historia del arte. Aplicó al arte criterios científicos, como el estudio psicológico o el método comparativo. Definió los estilos por las diferencias estructurales inherentes a los mismos, como argumentó en su obra Conceptos fundamentales de la Historia del Arte (1915). Wölfflin no otorgó importancia a las biografías de los artistas, defendiendo en cambio la idea de nacionalidad, de escuelas artísticas y estilos nacionales. Las teorías de Wölfflin fueron continuadas por la llamada Escuela de Viena, con autores como Max Dvořák, Hans Sedlmayr y Otto Pächt.[186]

Por otro lado, Alois Riegl fue el creador del concepto de Kunstwollen (en alemán «voluntad artística»), una fuerza del espíritu humano que hace nacer afinidades formales dentro de una misma época, en todas sus manifestaciones culturales. Esta «voluntad artística» está condicionada por la «visión del mundo» (Weltanschauung), fruto de la religión y del pensamiento científico fundamental. Para Riegl, la historia del arte es una historia del «espíritu del arte», una sucesión de estilos y una superposición de éstos sobre la conciencia cultural del momento. La historia del arte, por tanto, es entendida por la variación de estilos, en función de estructuras simbólicas, de su uso dentro de la colectividad, o de su función estética ligada a la cuestión del conocimiento.[187]

Iconología

La iconología centra sus estudios en la simbología del arte, en el significado de la obra artística. A través del estudio de imágenes, emblemas, alegorías y demás elementos de significación visual pretenden esclarecer el mensaje que el artista pretendió transmitir en su obra, estudiando la imagen desde postulados mitológicos, religiosos o históricos, o de cualquier índole semántica presente en cualquier estilo artístico. Así como la iconografía tiene por fin la simple descripción de imágenes, la iconología las estudia en todos sus aspectos, las compara y las clasifica, llegando incluso a formular leyes o reglas para conocer su antigüedad y diversos significados e interpretaciones. Los principales teóricos de este movimiento fueron Erwin Panofsky, Aby Warburg, Ernst Gombrich y Fritz Saxl.[188]

Erwin Panofsky estudió con igual esmero el arte antiguo, medieval y renacentista, intentando encontrar un sello distintivo común en sus expresiones iconográficas, para fomentar su teoría de la cultura occidental como un complejo entramado de símbolos interrelacionados. En oposición al formalismo, defendió la relación del arte con el estrato cultural y el sentimiento espiritual de cada época, postulando un sistema metodológico que considera la historia del arte como una ciencia interdisciplinaria. Para Panofsky, una obra de arte es un objeto elaborado por el ser humano cuyo fin es la experiencia estética. Por su parte, Ernst Gombrich postuló que el impulso artístico es inherente al ser humano, sin necesidad de ninguna justificación, sea histórica, filosófica o psicológica, relacionando este impulso con el placer que el arte suscita en nuestra mente. Para Gombrich, el arte no tiene esencia ni definición, pero no importa, lo único definible es la sensación que provoca en nosotros. Solo se puede estudiar a través de los mecanismos mentales que lo producen, del análisis de la más profunda naturaleza humana, no determinada ni por las leyes naturales ni por aspectos culturales o sociales, sino por la interrelación de todos ellos.[189]

Neoidealismo

Benedetto Croce, en su Filosofía del espíritu (1902), definió la estética como «ciencia de las imágenes», del conocimiento basado en la intuición, en contraposición al conocimiento de los conceptos presentes en la lógica. Para Croce, en nuestra conciencia hallamos «impresiones», datos sensoriales que al clarificarse se convierten en «intuiciones». Este proceso lo denomina «expresar», que equivale a crear arte, estableciendo la fórmula «intuición = expresión». Así, el arte es un proceso donde una impresión se intuye para formar una expresión.[190]​ De forma análoga, pero otorgándole otro sentido, Henri Bergson también habló de «intuición»: en Introducción a la metafísica (1903) afirmó que la intuición –el «instinto hecho autoconsciente»– nos permite alcanzar la realidad (élan vital), que es deformada por nuestro intelecto.[191]

Vasili Kandinski fue uno de los principales promotores del arte de vanguardia, siendo pionero del arte abstracto con sus «impresiones», «improvisaciones» y «composiciones», donde otorgó especial relevancia al color y las formas puras, así como la significación de la expresión artística. En De lo espiritual en el arte (1911) expresó un concepto místico del arte, con influencia de la teosofía y la filosofía oriental: el arte es expresión del espíritu, siendo las formas artísticas reflejo del mismo. Como en el mundo de las ideas de Platón, las formas y sonidos conectan con el mundo espiritual a través de la sensibilidad, de la percepción. Para Kandinski, el arte es un lenguaje universal, accesible a cualquier ser humano.[192]

Bello es lo que brota de la necesidad anímica interior. Bello es lo que es interiormente bello.
Vasili Kandinski, De lo espiritual en el arte

Marxismo

La teoría del materialismo dialéctico formulada en el siglo XIX por Marx y Engels tuvo derivaciones estéticas en el siglo XX, sobre todo en Rusia. De la obra de Marx se desprendía que el arte es una «superestructura» cultural determinada por las condiciones sociales y económicas del ser humano. Para los marxistas el arte es reflejo de la realidad social, si bien el propio Marx no veía una correspondencia directa entre una sociedad determinada y el arte que produce.[193]​ Después de la Revolución Soviética el arte, enmarcado en el realismo socialista, fue estandarizado en unos parámetros definidos principalmente por Maksim Gorki y Andréi Zhdánov: el artista ha de ser catalizador de las fuerzas sociales, fomentando el proceso revolucionario marxista.[194]

Georgi Plejánov fue el primero en intentar elaborar una estética marxista. En Arte y vida social (1912), formuló una estética materialista que rechazaba el «arte por el arte», así como la individualidad del artista ajeno a la sociedad que lo envuelve. Para Plejánov, «la estética no puede tener otro fundamento que la sociología. El contenido y la forma del arte están determinados por las condiciones objetivas de la evolución histórica».[195]

Ernst Bloch fue uno de los primeros teóricos del arte de vanguardia que surgía entonces en la sociedad occidental, principalmente el expresionismo alemán. En El espíritu de la utopía (1918) intentó revisar el estudio del arte por parte de la filosofía como un conjunto compenetrado con la evolución histórica. Bloch defendió el arte no figurativo, relacionándolo con una concepción utópica del hombre como un destino no revelado pero presente de forma inconsciente en lo más profundo del ser humano.[196]

Si la tarea de la pintura fuese ponernos ante los ojos el aire y la preciosa vastedad del espacio y de todo lo demás, más valdría ir a disfrutar directa y gratuitamente de todo ello.
Ernst Bloch, El espíritu de la utopía[197]

Para György Lukács, en cambio, el arte de vanguardia era reflejo del «irracionalismo burgués». Influido por Dilthey y su distinción entre «ciencias de la naturaleza» y «ciencias del espíritu», aplicó esta diferencia para establecer una ontología del arte: si la ciencia trata «con los hechos y con sus conexiones», el arte «nos ofrece almas y destinos». Para Lukács, el arte está ontológicamente ligado a la verdad, a una verdad mítica perdurable en el trasfondo del hombre durante milenios. En Historia y conciencia de clase (1925) aplicó la dialéctica marxista al arte, concibiendo este como una estructura profunda y recurrente inherente al devenir histórico a lo largo del tiempo. El arte es así un fenómeno mimético que recoge los aspectos más esenciales y universales de los acontecimientos históricos. Para Lukács, «el arte verdadero representa siempre la totalidad de la vida humana».[198]

Walter Benjamin incidió de nuevo en el arte de vanguardia, que para él era «la culminación de la dialéctica de la modernidad», el final del intento totalizador del arte como expresión del mundo circundante. Intentó dilucidar el papel del arte en la sociedad moderna, realizando un análisis semiótico en que el arte se explica a través de signos que el hombre intenta descifrar sin un resultado aparentemente satisfactorio. Para él, la modernidad implica una fractura semiótica que sumerge al hombre en la confusión, impeliéndole a su vez a una búsqueda de la verdad. Aunque aparentemente el arte tiene una función reconciliadora entre el hombre y el mundo, la propia naturaleza artificial de este hace que nos conduzca a falsas premisas de verdad. En La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica (1936) analizó la forma cómo las nuevas técnicas de reproducción industrial del arte pueden hacer variar el concepto de este, al perder su carácter de objeto único y, por tanto, su halo de reverencia mítica; esto abre nuevas vías de concebir el arte –inexploradas aún para Benjamin– pero que supondrán una relación más libre y abierta con la obra de arte.[199]

Theodor W. Adorno, como Benjamin perteneciente a la Escuela de Frankfurt, defendió el arte de vanguardia como reacción a la excesiva tecnificación de la sociedad moderna. Contrariamente al concepto estructural de Lukács, Adorno puso énfasis en la forma artística, que para él es donde se manifiesta el contenido ideológico subyacente en el arte, si bien de una forma distorsionada, como en un espejo roto. En su Teoría estética (1970) afirmó que el arte es reflejo de las tendencias culturales de la sociedad, pero sin llegar a ser fiel reflejo de ésta, ya que el arte representa lo inexistente, lo irreal; o, en todo caso, representa lo que existe pero como posibilidad de ser otra cosa, de trascender. El arte es la «negación de la cosa», que a través de esta negación la trasciende, muestra lo que no hay en ella de forma primigenia. Es apariencia, mentira, presentando lo inexistente como existente, prometiendo que lo imposible es posible.[200]

El anhelo inextinguible de lo bello, para el que Platón, con la frescura de lo que sucede por primera vez, encontró las palabras, es el anhelo del cumplimiento de la promesa.
Theodor W. Adorno, Teoría estética.[201]

Pragmatismo

El pragmatismo defiende la interrelación entre la estética y la cultura, integradas ambas en el devenir de la vida humana, siendo fiel reflejo de la naturaleza. George Santayana, en La razón del arte (1903), se opuso a la separación entre arte bello y arte útil, distinguiendo en las bellas artes un doble papel de modelo y de parte esencial de la vida cognoscitiva. Asimismo, en El sentido de la belleza (1896), realizó un estudio del arte desde un aspecto psicológico, afirmando que la belleza es «placer objetivado».[202]

John Dewey, en Arte como experiencia (1934), definió el arte como «culminación de la naturaleza», defendiendo que la base de la estética es la experiencia sensorial. La actividad artística es una consecuencia más de la actividad natural del ser humano, cuya forma organizativa depende de los condicionamientos ambientales en que se desenvuelve. Así, el arte es «expresión», donde fines y medios se fusionan en una experiencia agradable. Para Dewey, el arte, como cualquier actividad humana, implica iniciativa y creatividad, así como una interacción entre sujeto y objeto, entre el hombre y las condiciones materiales en las que desarrolla su labor. Otorgó al arte un sentido teleológico, siendo la finalidad a la que está destinada la experiencia humana la que le proporciona un valor intrínseco.[203]

Novecentismo

Movimiento clasicista surgido como reacción al modernismo, el novecentismo fue un intento de renovación cultural que pretendió adaptar la sociedad a las innovaciones producidas por el recién estrenado siglo XX. Su principal teórico fue Eugeni d'Ors, fiel representante del concepto vanguardista del intelectual comprometido con las reformas sociales. D'Ors conectó con el pensamiento premoderno –desde la Ilustración hasta Hegel– que pretendía hacer un análisis holístico del mundo, explicarlo en su totalidad, construyendo un sistema ideal ordenado y racional. Sin embargo, dejó la puerta abierta a un cierto grado de desorden, de irracionalidad, que debía ser combatido mediante la inteligencia, donde la Verdad sería la esencia del conocimiento, regenerando los valores humanos, tanto políticos como morales, filosóficos y estéticos. Esta metafísica dorsiana se tradujo en una teoría estética donde el arte juega un papel fundamental como principio reformador de la sociedad, siendo la materialización de su visión idealizada del mundo.

La reflexión estética de Ors fue la base de todo su sistema, reflejándose en su moral y sus teorías filosóficas sobre política e historia. Sus teorías estéticas se movieron entre un cierto neoplatonismo y el simbolismo de finales del siglo XIX, con influencia ruskiniana en su concepto social del arte. Para d'Ors, el arte es un mecanismo para comprender el mundo y, a la vez, reconstruir la historia, oponiéndose a la autonomía del arte y a la visión individual del artista –donde se contrapone claramente al modernismo maragalliano–. Así, frente al «arte por el arte» propuso una estética esencialista, donde el arte es un agente organizador, que reduce la variedad hasta llegar a la unidad, dando forma al mundo. A través del arte se puede ascender de la realidad fenoménica hasta la realidad ideal, siguiendo la teoría platónica. Para d'Ors, el arte representa conceptos dando forma a la variedad inherente en la naturaleza, facilitando la construcción de un ideal con orientación moral y social, por lo que se convierte en un instrumento moralizador, con fines didácticos y reformadores. De ahí el clasicismo presente en la teoría dorsiana: el arte es una racionalización y humanización de la naturaleza, siendo la representación figurativa la síntesis entre conocimiento –actitud pasiva– y pensamiento –actitud activa–. Desde esta estética clasicista entiende pues la obra de arte como producto de una época, que revela un sustrato cultural, centrándose en el análisis figurativo para desentrañar el sentido ontológico de la obra de arte.[204]

Raciovitalismo

José Ortega y Gasset fue creador de un original sistema filosófico basado en la «razón vital», que se fundamenta en su famosa frase: «yo soy yo y mi circunstancia».[205]​ En La deshumanización del arte (1925) analizó el arte de vanguardia desde el concepto de «sociedad de masas», donde el carácter minoritario del arte vanguardista produce una elitización del público consumidor de arte, reflejando un concepto nietzscheano de «moral gregaria»: negando la igualdad entre los hombres, puso una barrera entre los «hombres egregios» y los «hombres vulgares», convirtiendo el arte en una aristocracia del gusto. Ortega apreció en el arte una «deshumanización» debida a la pérdida de perspectiva histórica, es decir, de no poder analizar con suficiente distancia crítica el sustrato socio-cultural que conlleva el arte de vanguardia. La pérdida del elemento realista, imitativo, que Ortega apreciaba en el arte de vanguardia, suponía una eliminación del elemento humano que estaba presente en el arte naturalista. Asimismo, esta pérdida de lo humano hacía desaparecer los referentes en que estaba basado el arte clásico, suponiendo una ruptura entre el arte y el público, y generando una nueva forma de comprender el arte que solo podrían entender los iniciados.

La percepción estética del arte deshumanizado es la de una nueva sensibilidad basada no en la afinidad sentimental –como se producía con el arte romántico–, sino en un cierto distanciamiento, una apreciación de matices. Esa separación entre arte y humanidad supone un intento de volver al hombre a la vida, de rebajar el concepto de arte como una actividad secundaria de la experiencia humana. Ortega combatía el realismo artístico, especialmente las teorías de Ruskin, del que decía que tenía «una concepción decorativa de la belleza». En cambio, defendió la belleza como una experiencia «peligrosa», pues supone una ruptura con la habitual relación que solemos mantener con las cosas.[206]

Empirismo lógico

 
El cubo de Necker y el jarrón de Rubin, dos ejemplos de psicología visual de la Escuela de la Gestalt.

Durante el siglo XX surgió una nueva tendencia empirista –el empirismo lógico– que abordaba la filosofía, por una parte, desde una perspectiva positivista basada en la ciencia empírica –que en el caso de la estética aborda principalmente la psicología– y, por otra, desde el terreno de la metodología, sintetizada en el análisis filosófico. La primera vertiente produjo una «estética científica», aplicando a la estética la investigación psicológica; y la segunda, una «estética analítica», que se centró en el problema del lenguaje, especialmente relacionado con la crítica de arte, intentando establecer una normativa en cuanto al método de la expresión artística.[207]

La estética científica tomó como método la psicología, si bien se diferenció del psicoanálisis freudiano en que, así como este relaciona los estímulos externos con el inconsciente del individuo, en el empirismo se analiza el objeto per se, estudiando el arte desde la perspectiva de la percepción visual. Este punto de vista fue elaborado por la Escuela de la Gestalt, que afirmaba que estamos condicionados por nuestra cultura –en sentido antropológico–, que la cultura condiciona nuestra percepción. Tomaron un punto de partida en la obra de Karl Popper, quien afirmaba que en la apreciación estética hay un punto de inseguridad («gusto»), que no tiene base científica y no se puede generalizar. Decía que llevamos una idea preconcebida («hipótesis previa»), que hace que encontremos en el objeto lo que buscamos.

Según la Gestalt, la mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de problemas). En nuestra experiencia del medio ambiente, esta configuración tiene un carácter primario por sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos por sí solos no podría llevarnos, por tanto, a la comprensión del funcionamiento mental. Se fundamentan en la noción de estructura, entendida como un todo significativo de relaciones entre estímulos y respuestas. Intentan entender los fenómenos en su totalidad, sin separar los elementos del conjunto, que forman una estructura integrada fuera de la cual dichos elementos no tendrían significación. Sus principales exponentes fueron Rudolf Arnheim, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin.[208]

La estética analítica abordó el fenómeno artístico desde la perspectiva del lenguaje, dilucidando los tradicionales objetos de estudio de la estética –arte, belleza, gusto– desde la perspectiva del análisis lingüístico. La filosofía analítica tuvo su origen en Ludwig Wittgenstein y su Tractatus logico-philosophicus (1921), donde afirmaba que buena parte de los problemas filosóficos no provienen de la realidad o nuestra percepción de la misma, sino del lenguaje y nuestra forma de expresarnos. Se distanciaba así de la metafísica, defendiendo el análisis lingüístico como método de abordar las cuestiones filosóficas. La estética analítica rechazó el idealismo de Croce, del que criticaban su lenguaje enfático y redundante, defendiendo un lenguaje sencillo y racional, y postulando que no es necesaria una teoría del arte para hablar de arte. Opinaban que todas las teorías han fallado a la hora de definir el arte, ya que este no tiene definición, es un concepto abierto. Sus principales representantes fueron Morris Weitz, Monroe Beardsley, Nelson Goodman y Arthur C. Danto.[209]

Semiótica

La filosofía contemporánea se ha preocupado ampliamente por el signo, el análisis semiótico. Igualmente, el interés de la antropología por la mitología clásica y primitiva ha comportado un creciente interés por los elementos simbólicos del arte. Ivor Armstrong Richards y Charles Kay Ogden, en El significado del significado (1923), distinguieron en el lenguaje dos funciones, la «emotiva» y la «referencial». De aquí dedujeron que la distinción entre lenguaje poético y científico se encuentra en la consideración de la poesía como lenguaje emotivo, de donde se desprende que los juicios estéticos son igualmente emotivos.[210]

Ernst Cassirer realizó un encomiable intento de sintetizar estas teorías en una sola formulación que denominó «antropología filosófica». En su Filosofía de las formas simbólicas (1923-1929) elaboró una teoría, de raíz neokantiana, donde definía las grandes «formas simbólicas» presentes en la cultura: el lenguaje, el mito, el arte, la religión y la ciencia. Así, el hombre se halla determinado por estas formas, que son una representación de sí mismo, por lo que cada una de ellas supone una distinta manera de concebir el mundo. La filosofía de Cassirer influyó en Susanne K. Langer, que definió en La filosofía en una nueva clave (1942) el arte como «símbolo presentacional» o «apariencia», que articula la vida emocional del ser humano; y Wilbur Marshall Urban, que en Lenguaje y realidad (1939) definió los símbolos estéticos como «símbolos intuitivos» de naturaleza reveladora.[211]

Charles William Morris, en Fundamentos de la teoría de los signos (1938), distinguió tres «formas primarias de discurso» (científica, tecnológica y estética) en relación con tres «funciones básicas»: la informativa –que expresa enunciados–, la performativa –que controla el comportamiento– y la valorativa –que ofrece valores–. Por tanto, así como la ciencia permite al ser humano expresar de forma racional conocimientos adquiridos de la naturaleza, y la tecnología facilita una forma de elaboración práctica de estos conocimientos, la estética proporciona al hombre la interpretación de los valores, sean positivos o negativos. Estos valores nos son revelados a través de signos que percibimos en el lenguaje comunicativo, que Morris denominó «iconos», signos que contienen en sí mismos las propiedades de aquellos objetos que describen. Para Morris, el arte es un lenguaje, «el lenguaje para la comunicación de los valores».[212]

Luigi Pareyson, influido por Croce, elaboró en Estética. Teoría de la formatividad (1954) una estética hermenéutica, donde el arte es interpretación de la verdad. Para Pareyson, el arte es «formativo», es decir, expresa una forma de hacer que, «a la vez que hace, inventa el modo de hacer». En otras palabras, no se basa en reglas fijas, sino que las define conforme se elabora la obra y las proyecta en el momento de realizarla. Así, en la formatividad la obra de arte no es un «resultado», sino un «logro», donde la obra ha encontrado la regla que la define específicamente. El arte es toda aquella actividad que busca un fin sin medios específicos, debiendo hallar para su realización un proceso creativo e innovador que dé resultados originales de carácter inventivo.[213]

Pareyson influyó en la denominada Escuela de Turín, que desarrollaría su concepto ontológico del arte: Umberto Eco, en Obra abierta (1962), afirmó que la obra de arte solo existe en su interpretación, en la apertura de múltiples significados que puede tener para el espectador; Gianni Vattimo, en Poesía y ontología (1968), relacionó el arte con el ser, y por tanto con la verdad, ya que es en el arte donde la verdad se muestra de forma más pura y reveladora.[214]

Fenomenología

La fenomenología, formulada por Edmund Husserl, puso énfasis en la autonomía de la obra de arte, desligándola tanto del propio artista como del espectador, y buscando en la obra cualidades objetivas inherentes a la misma. Roman Ingarden, siguiendo las teorías de Husserl, estudió en Fenomenología de la obra literaria (1931) dicha obra como objeto intencional, distinguiendo cuatro «estratos» en la literatura: el sonido, el significado, el «mundo de la obra» y sus «aspectos esquematizados». Hizo una interpretación realista de la fenomenología, opinando que el arte refleja la «realidad existencial», de forma compleja y estratificada pero expresiva y armónica.[215]

Nicolai Hartmann concibió el arte como la elevación del elemento empírico hacia un plano más trascendental, en que sea reflejo de un mundo ideal y simbólico. El artista trasciende el mundo material, expresando de forma simbólica los valores y significados de la experiencia empírica. Para Hartmann el arte es intuitivo, no deductivo, defendiendo un concepto mimético del arte: a través de la representación de la realidad, el arte evoca el mundo exterior a través de una significación trascendente, es decir, es la forma y no su significado la que nos llega de una forma trascendente.[216]

Mikel Dufrenne analizó en Fenomenología de la experiencia estética (1953) la diferencia entre los objetos estéticos y el mundo circundante, encontrando que la única diferencia estriba en el «mundo expresado» de cada objeto, es decir, su personalidad inherente. El objeto estético no posee ningún valor por sí mismo, sino en el acto subjetivo de su percepción por parte del espectador. Asimismo, debe ser percibido de forma intrínseca, separada del sujeto que lo percibe. La obra de arte es fiel reflejo de la naturaleza que la origina, el artista solo puede desvelarla partiendo de sus cualidades intrínsecas. Así, el arte expresa «lo real en su verdad», es decir, no en su forma física o en la que lo elaboramos mentalmente, sino en la esencia del objeto que reproduce.[217]

Existencialismo

El existencialismo recibió la influencia de Kierkegaard, reflejando una filosofía de la vida cuyo principal objeto de estudio es la existencia, tanto desde la ontología como de la relación del hombre con el mundo que lo envuelve.[218]Martin Heidegger pretendía enfrentar la filosofía al arte, considerando la estética metafísica como una utopía, ya que el arte está en continua transformación y no se puede aprehender su concepto. Según Heidegger, la metafísica reduce el «ser» a un objeto de estudio, perdiendo su esencia, hallando un «no ser». De igual forma, la estética pierde la noción del arte al reducirlo a objeto de análisis. El arte no se puede entender como producto, como objeto transmisor de valores y significados, sino como un proceso vivo y abierto, en continua transformación y evolución, como origen de múltiples procesos de comunicación. En El origen de la obra de arte (1935) vio en el proceso artístico la primacía del ser respecto a la existencia, que se hace patente en la imposibilidad del lenguaje de nombrar el ser y su verdad. Para Heidegger, la verdad es a la vez revelación y ocultamiento, pero, si es poetizada, se convierte en «histórica»: la poesía logra unir la revelación y el ocultamiento presentes en la verdad, de forma que no logran ni la filosofía ni la ciencia. Al «hacerse historia», la poesía –y el arte en general– reflejan de forma fidedigna la verdad y, por tanto, el «ser».[219]

Hans-Georg Gadamer también concibió el arte como reflejo de la verdad, pero no de la verdad histórica de Heidegger, sino de la verdad intrínseca a la propia obra de arte, la verdad que genera la obra como obra en sí. Para Gadamer, el arte es un «aumento de ser», ya que la verdad de la obra de arte es la verdad del ser. En Verdad y método (1960) analizó el arte como representación de su «modo de ser», haciendo una «ontología de la imagen»: el arte no puede ser copia, ya que ésta pierde su función al ser identificado el original; en la reproducción artística, representación y representado, modelo e imagen, están interrelacionados, revelándose en lo representado la esencia de la representación, en una «inseparabilidad ontológica» de la imagen que hace que ésta «imponga su propio ser para hacer ser lo representado». La imagen estética tiene así para Gadamer un «ser propio», que hace ser lo que representa, expresando del origen de la representación más de lo que este pueda decir por sí mismo.[220]

Estética postmoderna

Una de las últimas derivaciones de la filosofía y el arte es la postmodernidad, teoría socio-cultural que postula la actual vigencia de un período histórico que habría superado el proyecto moderno, es decir, la raíz cultural, política y económica propia de la Edad Contemporánea, marcada en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución Francesa y en lo económico por la Revolución Industrial.[nota 26]​ Los postmodernos asumen el fracaso de los movimientos de vanguardia como el fracaso del proyecto moderno: las vanguardias pretendían eliminar la distancia entre el arte y la vida, universalizar el arte; el artista postmoderno, en cambio, es autorreferencial, el arte habla del arte, no pretenden hacer una labor social. El arte postmoderno vuelve sin pudor al sustrato material tradicional, a la obra de arte-objeto, al «arte por el arte», sin pretender hacer ninguna revolución, ninguna ruptura. Ante la crisis del objeto artístico en los años 1970, los postmodernos lo retoman como reivindicación del arte como institución, toda vez que ha fracasado la pretensión vanguardista de integrar el arte con la sociedad. Frente a las propuestas del arte de vanguardia, los postmodernos no plantean nuevas ideas, ni éticas ni estéticas; tan solo reinterpretan la realidad que les envuelve, mediante la repetición de imágenes anteriores, que pierden así su sentido. La repetición encierra el marco del arte en el arte mismo, se asume el fracaso del compromiso artístico, la incapacidad del arte para transformar la vida cotidiana. Algunos de sus más importantes teóricos han sido Jean-François Lyotard, Jacques Derrida y Michel Foucault.[221]

Estética no occidental

Islam

Según el Islam, las obras de arte son defectuosas en comparación con la obra de Dios, por lo que se cree que tratar de describir de una forma realista cualquier animal o persona es una insolencia hacia Dios. Esta tendencia, a menudo impuesta por la autoridad religiosa, ha tenido el efecto de reducir la esfera artística a formas de arte como arabescos, mosaicos, la caligrafía islámica y la arquitectura islámica, así como en general cualquier forma de abstracción artística. Aun así, en realidad la representación humana o animal no está totalmente prohibida en el arte islámico: de hecho, la imagen se puede encontrar en todas las culturas islámicas, con distintos grados de aceptación por parte de las autoridades religiosas. Es solo la representación humana con fines de culto lo que es considerado de manera uniforme como idolatría y prohibido en la ley de la sharia.[222]

El arte islámico tiene una fuerte tendencia a la geometrización, debido a la creencia en la perfección de la geometría y las matemáticas como manifestaciones de la perfección de Dios. Así, la mayoría de elementos arquitectónicos y decorativos están basados en formas geométricas, especialmente el círculo –que simboliza la esencia de Dios– y el cuadrado –que representa los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales–, así como sus derivados: octógonos, dodecágonos, polígonos estrellados, etc. Esta tendencia hacia la abstracción y la geometrización del arte podría hacer parecer que el arte islámico es puramente racional, pero lo cierto es que al mismo tiempo es bastante sensual, deja la puerta abierta a los sentidos, al goce estético de la contemplación, al disfrute de la belleza, que es altamente valorada en la cultura islámica. El propio Mahoma dijo:

Dios es bello y ama la belleza, así a través de la belleza se reconoce a Dios. Lo bello es bueno y verdadero y está por encima de las cosas bellas, por eso no deja lugar al tiempo, no se altera ni marchita, es esencia inmutable y como toda verdad, eterna.[223]

Este sensualismo se expresa tanto en la poesía como en las artes plásticas, fundamentalmente en la búsqueda de la armonía y en la predilección por la simetría y el equilibrio. El carácter árabe es esencialmente contemplativo, debido a la vida nómada y a la experiencia del desierto, lo que provoca un proceso de conocimiento inductivo, de los sentidos a la razón. Para el artista musulmán la belleza es camino de perfección, la belleza conduce a Dios; lo bello es moral y espiritual. La religión está presente de forma indisoluble en el arte islámico, que es místico y trascendente, aunando lo cotidiano y lo universal, lo permanente y lo efímero, lo mental y lo sensorial. En su forma de concebir el mundo tienen especial relevancia elementos como la luz, el agua, el color, mientras que las formas geométricas se complementan con el vacío, con la prefiguración de la nada –cabe recordar que fueron los árabes los que nos transmitieron el concepto del número cero–. Así como la belleza es fugaz, su plasmación en el arte se realiza a través de lo decorativo, lo efímero, lo cambiante, lo dinámico –como los efectos de luz y el fluir del agua–. También tiene mucha importancia la caligrafía, la palabra escrita, ya que su religión se fundamenta en el Corán, cuyos textos decoran a menudo los edificios islámicos.[224]

India

 
Śiva Naṭarāja, dinastía Chola, Tamil Nadu, siglo XI.

El arte indio es esencialmente religioso, reflejando un concepto trascendental de la realidad, donde lo material se mezcla con lo espiritual, estableciendo un puente entre lo humano y lo divino. La principal manifestación artística india es la escultura, ya que incluso la arquitectura y la pintura reflejan una plástica escultórica. Dicha escultura presenta múltiples formas y estilos, si bien conserva a lo largo del tiempo una forma de transmitir la espiritualidad basada en la sensualidad. Una de las principales premisas del arte indio es la integración con la naturaleza, siendo el arte reflejo de ésta, bien de forma simbólica o más o menos realista. La naturaleza aporta al arte indio una gran riqueza iconográfica, ya que los elementos naturales se convierten a menudo en símbolos generalmente relacionados con la divinidad. Además, la influencia del clima monzónico genera una actitud cíclica en la mentalidad india que hace que el arte se elabore desde diferentes perspectivas estilísticas a menudo contrapuestas: desde el naturalismo a la abstracción, del realismo al idealismo, etc.[225]

La estética india se desarrolló sobre todo en el período gupta, en el que se analizaron, recopilaron y clasificaron la mayoría de escritos védicos (los textos sagrados hindúes, transmitidos de forma oral desde aproximadamente el 1500 a. C.). Para el arte fueron primordiales especialmente los textos sagrados denominados Śastras, en particular los Vastu-Śastras, tratados arquitectónicos que hablaban de la construcción de templos para los dioses, y los Śilpa-Śastras, tratados figurativos para pintores y escultores y la forma de transcribir en imágenes el mensaje divino. Los gupta desarrollaron varios tratados técnicos y normativos sobre los principios fundamentales del arte, así como técnicas, materiales, estilos, iconografía, etc. Uno de los más importantes es el Śadanga, que establece los «seis principios» estéticos para la pintura: rūpa-bheda (ciencia de las formas), pramani (sentido de las relaciones), bhava (ciencia del sentimiento), lavanna-yojanam (sentido de la gracia), sadrisyam (ciencia de las comparaciones) y varnika-bhanga (ciencia de los colores). Más adelante se añadieron otros dos: rasa (quintaesencia del gusto) y chanda (ritmo).[226]

China

 
Colores del otoño en las montañas Qiao y Hua, de Zhao Mengfu.

En China las representaciones artísticas tienen una gran influencia religiosa, principalmente del taoísmo, el confucianismo y el budismo. Asimismo, como en el arte indio, es esencial la relación del hombre con la naturaleza: el taoísmo, por ejemplo, es una religión panteísta, que relaciona la naturaleza con la sociedad. El arte chino pretende conseguir la armonía universal, la reproducción del hombre en sí mismo, yendo más allá de la materia para encontrar el principio generador de vida. La estética china pretende encontrar el sentido de la vida por medio del arte: belleza equivale a armonía, a creatividad; es un impulso poético, un camino sensorial que lleva a la realización de la obra, que no tiene finalidad en sí, sino que va más allá. La belleza es una categoría ontológica, que remite a la existencia: consiste en alcanzar el sentido con el todo. El arte no está basado en las cualidades sensibles, sino en las sugestivas; no ha de ser perfecto, sino expresar una cualidad que lleve a la totalidad. Se pretende captar lo esencial a través de la parte, que sugiere la totalidad: el vacío es un complemento de aquello que existe. En la filosofía oriental hay una unidad entre materia y espíritu, predominando la contemplación y comunión con la naturaleza, por vía de adhesión interior, de intuición.[227]

La estética china se basa en el simbolismo trascendente de todas sus expresiones artísticas, así como en la profunda relación que mantienen con la naturaleza: toda obra de arte tiende a buscar la esencia vital de seres y objetos, apartando su carácter individual para comunicar una relación intrínseca con el orden de las cosas, con el yin y el yang. Así, el ser humano es una parte más de la naturaleza, por lo que no se le concede la importancia que tiene en el arte occidental. De igual manera, se tiende a conceder un especial valor a lo pequeño, lo frágil, lo fugaz, lo anecdótico, como partes indisolubles de un todo mucho mayor. Este concepto se aprecia en el gusto por el detalle y por plantas y animales de pequeño tamaño: insectos, pájaros, flores, etc. Pero al mismo tiempo tienen un especial valor las grandes manifestaciones de la naturaleza: montañas, ríos, cataratas, o elementos como la lluvia, la nieve o la niebla. La representación del ser humano se suele ceñir al retrato, especialmente religioso o funerario; cuando no es así, por lo general son pequeñas figuras inmersas en el paisaje: un pescador, un campesino, un filósofo meditando. De igual forma, ignoran la perspectiva, con una visión completamente subjetiva donde lo que importa es la expresión, no la descripción detallada de la realidad.[228]

El sentido simbólico del arte chino queda patente asimismo en la caligrafía, que está considerada un arte equiparable a la pintura: la escritura china tiene un gran valor estético, pues su trazado depende de la calidad como dibujante del calígrafo, percibiéndose en sus líneas la expresión emocional del artista. La caligrafía busca expresar la vida, rechazando la simetría y los movimientos mecánicos en aras de una mayor naturalidad y originalidad. Para el escritor, como para el pintor, su escritura tiene un carácter trascendente, cada palabra se convierte en símbolo, igual que en pintura cada objeto representado. El trazado de una línea no es una simple expresión gráfica, sino un fin en sí mismo. Cabe remarcar que los objetos empleados tanto en caligrafía como en pintura (plumas, papel, tinta) son los mismos, y que el color tiene una importancia relativa, otorgándose más protagonismo a la tinta negra, que simboliza la profundidad y el vacío espiritual –así, el carácter hsuan significa a la vez «negro» y «esencia inagotable del mundo»–.[229]

Japón

El arte japonés, como el resto de su filosofía –o, simplemente, su forma de ver la vida– es propenso a la intuición, la falta de racionalidad, la expresión emocional y la sencillez de actos y pensamientos, expresados a menudo de forma simbólica. Dos de sus características distintivas son la simplicidad y la naturalidad: las manifestaciones artísticas son reflejo de la naturaleza, por lo que no requieren una elaborada producción, sino que se basan en una economía de medios que otorga al arte una gran trascendencia, como reflejo de algo más elevado que queda tan solo esbozado, sugerido, siendo posteriormente interpretado por el espectador. En Japón existe una innata naturalidad en la relación entre el arte y la naturaleza, que para los japoneses es reflejo de su vida interior, y la sienten con un delicado sentimiento de melancolía, casi de tristeza. En especial, el transcurrir de las estaciones les provoca una sensación de transitoriedad, viendo en la evolución de la naturaleza lo efímero de la vida. Naturaleza, vida y arte están indisolublemente unidos, y la realización artística es un símbolo de la totalidad del universo.[230]

La estética japonesa se ha ido desarrollando en paralelo a la evolución del arte: las primeras reflexiones sobre el arte y la belleza provienen de la antigüedad, cuando se forjaron los principios creadores de la cultura japonesa y surgieron las principales obras épicas de la literatura japonesa: el Kojiki (Relatos de cosas antiguas), el Nihonshoki (Anales de Japón) y el Man'yōshū (Colección de diez mil hojas). En esta época predominó el concepto de sayakeshi («puro, claro, fresco»), que hacía referencia a un tipo de belleza caracterizada por la simplicidad, el frescor, una cierta ingenuidad, otorgando un valor especial a la belleza efímera, transitoria, fugaz, que evoluciona con el tiempo. Posteriormente, durante los periodos Nara y Heian, la estética japonesa evolucionó rápidamente gracias a su contacto con la cultura china, así como a la llegada del budismo. El principal concepto de esta época fue el aware, un sentimiento emotivo que sobrecoge al espectador y le lleva a una profunda sensación de empatía o piedad; a su vez, el mono-no-aware transmite un sentimiento de melancolía, de tristeza contemplativa derivada de la transitoriedad de las cosas, de la belleza efímera, que dura un instante y perdura en el recuerdo. Esta idea de una búsqueda ideal de la belleza, de un estado de contemplación donde se unen el pensamiento y el mundo de los sentidos, es característica de la innata sensibilidad japonesa para la belleza, y queda patente en la fiesta del Hanami, basada en la contemplación de los cerezos en flor.

Durante la Edad Media japonesa (periodos Kamakura, Muromachi y Momoyama), en paralelo al militarismo de la sociedad feudal japonesa, se impuso el concepto de («vía»), que ponía énfasis en el proceso creativo del arte, en la práctica ceremonial de los ritos sociales, como se pone de manifiesto en el shodō (caligrafía), el chadō (ceremonia del té), el kadō o ikebana (el arte de los arreglos florales) y el kōdō (ceremonia del incienso).[231]​ En estos nuevos conceptos tuvo una influencia decisiva una variante del budismo llamada zen, que hacía hincapié en unas determinadas «reglas de vida» basadas en la meditación, donde la persona pierde la conciencia de sí mismo. Así, cualquier labor cotidiana trasciende su esencia material para significar una manifestación espiritual, la cual queda reflejada en el movimiento y el paso ritual del tiempo, como queda patente en el arte de la jardinería, que llegó a un grado tal de trascendencia donde el jardín es una visión del cosmos. La ambivalencia zen entre el carácter sencillo y la profundidad de una vida trascendente imbuyó de un espíritu de «elegancia sencilla» (wabi) no solo al arte, sino al comportamiento, las relaciones sociales y los aspectos más cotidianos de la vida. Por último, en época moderna –iniciada con el período Edo–, aunque perduran los conceptos anteriores se introducen algunas nuevas categorías estéticas, relacionadas con las nuevas clases urbanas que surgen a medida que Japón se va modernizando: sui (finura de corte espiritual); iki (elegancia honesta y directa); karumi (ligereza como cualidad esencial bajo la cual se alcanza lo «profundo» de las cosas); shiori (belleza nostálgica); hosomi (delicadeza que llega hasta la esencia de las cosas); y sabi (belleza simple, despojada, sin adornos ni artificios). Esta última entroncó con el concepto anterior de wabi, creando una nueva noción llamada wabi-sabi, la trascendencia de la simplicidad, donde la belleza reside en la imperfección, en lo incompleto, basada en la fugacidad e impermanencia.[232]

África

 
Escultura nok.

Los estudios de estética aplicados al arte africano tienen el inconveniente de una evidente ausencia de reflexiones por escrito. Si la filosofía del arte se puede dividir en teoría de la creación artística y teoría de la percepción estética, en África la falta de fuentes escritas provoca la práctica imposibilidad de la primera acepción. Así, para designar la estética aplicada a formas culturales ajenas a la escritura se forjó el término «etnoestética», concepto de filiación occidental no exento de un cierto eurocentrismo. La mayoría de estudios realizados sobre la percepción estética en las culturas africanas están vinculados a la antropología, centrados en el estudio particular de una cultura o bien en el análisis comparativo de diversas manifestaciones culturales. Debido a la multiplicidad de etnias y culturas repartidas por todo el continente, la mayoría de análisis se centran en el estudio comparativo y sintético de las diversas manifestaciones artísticas africanas, para establecer unos criterios comunes que permitan hablar de una «estética africana» –término introducido por Susan M. Vogel[233]​ que no deja de tener un carácter algo simplista–.[234]

Según estas premisas, se pueden percibir en el arte africano en general unos cuantos conceptos en común, como serían: el naturalismo –que no implica realismo, sino inspiración en formas naturales–, la búsqueda del equilibrio y la proporción, la simetría, la originalidad, el geometrismo, la estilización, el expresionismo, la tendencia al paidomorfismo –imágenes en forma de niño, por la preferencia hacia la juventud como edad ideal del ser humano–, la búsqueda de la tridimensionalidad en escultura con una cierta tendencia a la frontalidad, el gusto por la forma redonda, la predilección por la claridad, la luminosidad, el lustre, la pulidez, el rechazo de la rugosidad –que relacionan a la enfermedad–, etc. También hay que mencionar la indisoluble relación del arte con múltiples creencias religiosas, ritos y ceremonias de diversa índole, desde la magia hasta el animismo –de ahí la importancia de máscaras y fetiches–, siendo el arte la principal manifestación cultural de numerosos pueblos africanos. Asimismo, el arte está interrelacionado con la naturaleza, ya que para la mayoría de pueblos africanos los elementos naturales tienen carácter sagrado, y pueden ser fuerzas benéficas o destructoras. Por último, cabe remarcar que el arte africano influyó poderosamente en las vanguardias artísticas europeas de principios del siglo XX, debido al colonialismo y a la apertura de numerosos museos de etnología en la mayoría de ciudades europeas. En particular, a los jóvenes artistas europeos les interesó vivamente la estilización geométrica de la escultura africana, su carácter expresivo y su aire primitivo, original, espontáneo, subjetivo, producto de una fuerte interrelación entre la naturaleza y el ser humano.[235]

Véase también

Referencias

Notas
  1. Alexander Gottlieb Baumgarten definió en su obra Reflexiones filosóficas acerca de la poesía (1735) a la estética como la «ciencia del conocimiento sensitivo», «una ciencia que dirija la facultad cognoscitiva inferior para el conocimiento sensible de las cosas». (Bozal, 2000, p. 66.)
  2. Denominación introducida por Hegel, quien inició los estudios de la estética aplicada al arte. Posteriormente, Max Dessoir calificó la estética como la «ciencia general del arte» (allgemeine Kunstwissenschaft). (Souriau, 1998, p. 537.)
  3. En Contra los Académicos, San Agustín planteó un mito según el cual filosofía y filocalía eran hermanas, que vivían en el mundo de las ideas; pero la filocalía, atraída por la luz, perdió las alas y cayó a la tierra, quedando reducida a la forma. (Tatarkiewicz, 2000, p. 59.) Más adelante, en el siglo XII, Juan de Salisbury planteó un mito parecido, con tres hermanas, filosofía, filología y filocalía, hijas de la «idea». (Tatarkiewicz, 2000, p. 218.)
  4. En realidad, la distinción entre estética e historia del arte es una división contemporánea, ya que en sus inicios la estética no se ocupaba de la temporalidad del arte o los juicios de gusto, sino que estudiaba las ideas estéticas de una forma general y conceptual. (Souriau, 1998, p. 536.)
  5. En la antigua Grecia se empleaba la palabra «bello» más para cualidades morales que no estéticas, mientras que lo que nosotros consideramos actualmente «belleza» ellos lo describían más con conceptos como «armonía» (ἁρμονία), «euritmia» (εὐρυθμία ) o «simetría» (συμμετρία, no entendida como la actual ‘simetría’, sino como ‘conmensurabilidad’, medida adecuada). (Tatarkiewicz, 2000, p. 12.)
  6. Este concepto proviene de una frase de la poetisa Safo: «el bello resulta bueno, pero el que es bueno al punto también será hermoso». (Tatarkiewicz, 2000, p. 38.)
  7. Hipias mayor es el primer documento escrito que supone un intento de definición de la belleza: «no por lo que existe bellamente, sino porque y por lo que una cosa parece bella» (τί ἐπι καλόν, ὄτι ἐπὶ τὸ καλόν, 287 d5-d6). (Souriau, 1998, p. 888.)
  8. El término catarsis (κάθαρσις, «purificación») proviene de la frase «a través de la piedad y el miedo se realiza la purgación propia de esas emociones» (δι᾽ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν, Poética, cap. VI, 499, b 27). (Souriau, 1998, p. 246.)
  9. El escritor y filólogo renacentista Giulio Cesare Scaligero se basó en esta teoría de Aristóteles para establecer en su Poética (1561) las llamadas «tres unidades del drama»: espacio, tiempo y acción. (Beardsley y Hospers, 1990, p. 45.)
  10. En griego πάθος (páthos) significa «pasión», y originalmente se asociaba a la retórica. Aristóteles señaló en su Poética que era un estado emocional propio del orador, que puede contagiarse a los oyentes, y que también se encuentra en algunos personajes de obras dramáticas. Sin embargo, con el tiempo se denominó «patético» a cualquier sentimiento exacerbado, grandilocuente. (Souriau, 1998, p. 871.)
  11. La mayoría de historiadores sitúa el inicio de la Edad Media en el año 476, fecha en que se produjo la disolución del Imperio Romano. Sin embargo, a nivel cultural y filosófico –y, lógicamente, estético–, es más remarcable la transición del pensamiento clásico grecorromano al cristiano, por lo que se suele englobar dentro de la estética medieval todas las reflexiones realizadas al respecto por autores cristianos, aún siendo anteriores a la caída de Roma. (Tatarkiewicz, 1989, pp. 5-7.)
  12. Según Max Dvořák (Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, 1924), la Edad Media instauró un nuevo concepto de la belleza, el tercero en el desarrollo de la cultura occidental: de la belleza física de la antigüedad clásica y la psíquica del cristianismo primitivo, se pasó en la Edad Media a una belleza psicofísica, síntesis de las dos anteriores. (Tatarkiewicz, 1989, p. 151.)
  13. El Renacimiento cabe entenderlo por un lado como «renovación de la humanidad» (renovatio hominis) y como «renovación del pasado» (renovatio antiquitatis). (Tatarkiewicz, 1989, p. 48.)
  14. Ficino llegó a un grado tal de trascendencia en el terreno de la estética que para Monroe Beardsley creó una «religión neoplatónica del arte». (Givone, 2001, p. 23.)
  15. La palabra deriva del término italiano maniera, que significaba «estilo», y que fue introducido por Giorgio Vasari en sus biografías de artistas para denotar el estilo grácil y equilibrado de los artistas de su tiempo. (Chilvers, 2007, p. 593.)
  16. El término «barroco» proviene de un vocablo de origen portugués, donde a las perlas que tenían alguna deformidad se las denominaba perlas barruecas, siendo en origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso, grandilocuente, excesivamente recargado. Aunque se suele entender como un periodo artístico específico, desarrollado en el siglo XVII y extensible en algunos lugares a principios del siglo XVIII, estilísticamente «barroco» también indica cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo, concepto introducido por Heinrich Wölfflin en Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (1915). (Souriau, 1998, p. 182.)
  17. El concepto de «agudeza» proviene del español Baltasar Gracián (Agudeza y arte de ingenio, 1642), pero fue desarrollado por Emanuele Tesauro (Cannocchiate aristotelico, o sia Idea dell'arguta ed ingeniosa elocuzione, che serve a tutta l'arte oratoria, lapidaria e simbolica, 1655), para el que sería la «madre de todo concepto ingenioso, clarísima luz de la oratoria y de la elocución poética, espíritu vital de las páginas muertas, agradabilísimo condimento de la conversación, esfuerzo último del intelecto, vestigio de la divinidad en el alma humana». (Givone, 2001, p. 27.)
  18. La influencia cartesiana se encuentra en numerosas obras de la época relacionadas con la estética, como De arte graphica (1668), de Charles Du Fresnoy; L'Art poétique (1674), de Nicolas Boileau-Despréaux; Essay on Criticism (1711), de Alexander Pope; y Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels (1722), de Jean-Philippe Rameau. (Beardsley y Hospers, 1990, p. 46.)
  19. Según Péter Szondi (Poetik und Geschichtphilosophie), «Hegel debía pensar que el arte deja de existir en el momento en que se hace reflexivo». (Souriau, 1998, p. 639.)
  20. Esta afirmación es válida sobre todo en Alemania y Reino Unido, aunque en Francia el romanticismo surgió antes en pintura que en literatura, con La balsa de la Medusa (1819), de Théodore Géricault, que según Louis Réau «oponía al “bello ideal” la “belleza expresiva”». El carácter multidisciplinar del romanticismo queda significativamente sintetizado por la famosa frase de Théophile Gautier: «Delacroix forma con Victor Hugo y Berlioz la Trinidad del arte romántico» (Delacroix era pintor, Hugo escritor y Berlioz músico). (Souriau, 1998, p. 966.)
  21. En el romanticismo surgieron numerosas categorías estéticas, como lo poético, lo misterioso, lo fantástico, lo mágico, lo caballeresco, lo trovadoresco, lo exótico, lo agreste, lo nocturno, lo macabro, lo extraño, lo grotesco, lo dramático, lo frenético, lo humorístico, etc. (Souriau, 1998, p. 970.)
  22. El «principio de individuación», es decir, Apolo entendido como orden y medida, frente al caos personalizado por Dioniso. (Bozal, 2000, p. 352.)
  23. El modernismo recibió diversos nombres según el lugar de procedencia: Art Nouveau en Francia, Modern Style en Reino Unido, Jugendstil en Alemania, Sezession en Austria, Liberty en Italia, etc. (Chilvers, 2007, p. 61.)
  24. En Malestar en la civilización (1930), Freud afirmó que «la ciencia estética investiga las condiciones bajo las cuales se sienten como bellas las cosas, pero ha sido incapaz de explicar la naturaleza y el origen de la belleza y, como suele suceder, el problema se esconde bajo una capa de palabras altisonantes y huecas». (Souriau, 1998, p. 600.)
  25. El neokantismo o neocriticismo es una corriente filosófica surgida en Alemania a finales del siglo XIX, que en oposición a la metafísica poskantiana pretendió el retorno a los postulados de Kant, defendiendo una epistemología positivista y una moral basada en el deber. (Julia, 1995, p. 208.)
  26. Actualmente existe mucha controversia sobre si efectivamente el proyecto moderno está superado o no; ciertamente existe poca perspectiva histórica para poder establecer una ruptura con el periodo anterior e iniciar una nueva era, tan sólo la distancia en el tiempo y un más profundo análisis podrán establecerlo. La historiografía no está de acuerdo en marcar tan rápidamente diferencias y rupturas entre ambos periodos; incluso algunos historiadores ven una relación intrínseca entre ellos: Valeriano Bozal afirma que no hay ruptura entre modernidad y postmodernidad, sino una interrelación entre ambas; la postmodernidad sería una etapa de la modernidad, una fase de reflexión sobre sí misma. (Valeriano Bozal (1993). Modernos y postmodernos (revista). Madrid: Historia 16. pp. 8-18. )
Referencias
  1. Tatarkiewicz, 2000, pp. 11-12.
  2. Givone, 2001, p. 14.
  3. Enrique Peláez Malagón. «Introducción a la historia de la estética». Consultado el 15 de mayo de 2011. 
  4. Eco, 2004, p. 39.
  5. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 17-18.
  6. Tatarkiewicz, 2000, pp. 96-108.
  7. Beardsley y Hospers, 1990, p. 19-21.
  8. Tatarkiewicz, 2000, pp. 119-120.
  9. Marías, 2001, pp. 46-47.
  10. Beardsley y Hospers, 1990, p. 22.
  11. Eco, 2004, p. 48-50.
  12. Tatarkiewicz, 2000, p. 120.
  13. Tatarkiewicz, 2000, p. 119.
  14. Marías, 2001, p. 59.
  15. Tatarkiewicz y 2000, p. 159.
  16. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 30-31.
  17. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 27-28.
  18. Beardsley y Hospers, 1990, p. 29.
  19. Tatarkiewicz, 2000, pp. 158.
  20. . Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2006. Consultado el 3 de abril de 2011. 
  21. Marías, 2001, pp. 83-85.
  22. Marías, 2001, p. 89.
  23. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 32-33.
  24. Tatarkiewicz, 2000, pp. 196-199.
  25. Marías, 2001, p. 92.
  26. Beardsley y Hospers, 1990, p. 33.
  27. Tatarkiewicz, 2000, pp. 189-192.
  28. Beardsley y Hospers, 1990, p. 35.
  29. Beardsley y Hospers, 1990, p. 34.
  30. Givone, 2001, pp. 22-23.
  31. Eco, 2004, p. 184.
  32. Tatarkiewicz, 2000, p. 185.
  33. Tatarkiewicz, 2000, p. 210-216.
  34. Tatarkiewicz, 2000, pp. 280-288.
  35. Tatarkiewicz, 2000, p. 318.
  36. Eco, 2004, p. 278.
  37. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 41-42.
  38. Tatarkiewicz, 1989, pp. 8-15.
  39. Tatarkiewicz, 1989, p. 6.
  40. Tatarkiewicz, 1989, pp. 30-36.
  41. Tatarkiewicz y 1989, p. 36.
  42. Tatarkiewicz, 1989, pp. 18-20.
  43. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 37-38.
  44. Joan Campàs Montaner. . Archivado desde el original el 7 de octubre de 2011. Consultado el 3 de abril de 2011. 
  45. Tatarkiewicz, 1989, pp. 83-86.
  46. Tatarkiewicz, 1989, pp. 87-88.
  47. Tatarkiewicz, 1989, pp. 98-101.
  48. Eco, 2004, p. 121.
  49. Tatarkiewicz, 1989, pp. 201-202.
  50. Eco, 2004, p. 125.
  51. Tatarkiewicz, 1989, pp. 225-231.
  52. Marías, 2001, pp. 156-157.
  53. Tatarkiewicz, 1989, pp. 252-253.
  54. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 39-40.
  55. Texto latino de la Summa Theologiae: "[P]ulchrum in debita proportione consistit, quia sensus delectatur in rebus debite proportionatis [...]"
  56. Tatarkiewicz, 1989, pp. 293-295.
  57. Eco, 2004, pp. 176-178.
  58. Tatarkiewicz, 1991, pp. 39-40.
  59. Beardsley y Hospers, 1990, p. 44.
  60. Tatarkiewicz, 1991, p. 71.
  61. Tatarkiewicz, 1991, pp. 158-163.
  62. Tatarkiewicz, 1991, pp. 80-81.
  63. Tatarkiewicz, 1991, p. 134.
  64. Tatarkiewicz, 1991, p. 151.
  65. Tatarkiewicz, 1991, p. 291.
  66. Eco, 2004, p. 214.
  67. Marías, 2001, p. 185.
  68. Tatarkiewicz, 1991, p. 176.
  69. Tatarkiewicz, 1991, pp. 194-195.
  70. Tatarkiewicz, 1991, pp. 367-368.
  71. Tatarkiewicz, 1991, p. 378.
  72. Eco, 2004, p. 229.
  73. Tatarkiewicz, 1991, pp. 382-383.
  74. Tatarkiewicz, 1991, p. 383.
  75. Tatarkiewicz, 1991, pp. 384-386.
  76. Tatarkiewicz, 1991, p. 436.
  77. Marías, 2001, pp. 206-208.
  78. Bozal, 2000, p. 72.
  79. Tatarkiewicz, 1991, p. 471-477.
  80. Givone, 2001, p. 31.
  81. Eco, 2004, pp. 244-246.
  82. Marías, 2001, pp. 242-243.
  83. Beardsley y Hospers, 1990, p. 52.
  84. Sonia Cuenca Esteve (10 de marzo de 2011). «Frase sobre la relatividad de la belleza». Consultado el 3 de abril de 2011. 
  85. Bozal, 2000, pp. 48-51.
  86. Beardsley y Hospers, 1990, p. 53.
  87. Bozal, 2000, p. 34.
  88. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 52-53.
  89. Eco, 2004, p. 290.
  90. Beardsley y Hospers, 1990, p. 55-56.
  91. Bozal, 2000, p. 21.
  92. Marías, 2001, pp. 253-254.
  93. Tatarkiewicz, 1991, p. 556.
  94. Marías, 2001, p. 255.
  95. Bozal, 2000, p. 23.
  96. Marías, 2001, pp. 257-258.
  97. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 48-49.
  98. Bozal, 2000, pp. 150-154.
  99. Bozal, 2000, p. 30.
  100. Beardsley y Hospers, 1990, p. 49.
  101. Carlos Arturo Fernández Uribe. «Concepto de arte e idea de progreso en la historia del arte». Consultado el 3 de abril de 2011. 
  102. Bozal, 2000, pp. 89-94.
  103. Peter Möller, entrada «Deutscher Idealismus» en philolex.de (en alemán). Enlace consultado el 24 de junio de 2011.
  104. Max Apel y Peter Ludz, Philosophisches Wörterbuch, Berlín - Nueva York, Walter de Gruyter, 1976 (6ª ed.), ISBN 3-11-006729-3, entrada «Idealismus», p. 134: «Idealismus. 1. metaphysisch: die Anschauung, daß alles wahrhaft Wirkliche nur ideellen geistigen Wesens sei»; p. 135: «2. Erkenntnistheoretisch: die Lehre, daß die Erkenntnis sich nicht auf transzendente Dinge bezieht, sondern vom erkennenden Subjekt bedingt innerhalb der Denkinhalte bleibt». Estos autores también definen el «idealismo alemán« (p. 134) como «creado esencialmente a partir de las ideas de Lessing, Herder, Schiller y Hölderlin y a partir de la crítica de la filosofía kantiana».
  105. La distinción entre idealismo en sentido gnoseológico y en sentido metafísico también aparece en José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía abreviado, Barcelona, Edhasa, 1976 (26ª reimpr. 2001), ISBN 84-350-1442-8, p. 174, col. 1: ambos aspectos, «en principio independientes entre sí, pero a menudo unidos», caracterizan lo que Ferrater denomina idealismo «filosófico», por oposición al idealismo ético-político.
  106. José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía abreviado, Barcelona, Edhasa, 1976 (26ª reimpr. 2001), ISBN 84-350-1442-8, p. 175, col. 1.
  107. Beardsley y Hospers, 1990, p. 58.
  108. Souriau, 1998, p. 726.
  109. Bozal, 2000, pp. 186-190.
  110. Beardsley y Hospers, 1990, p. 59.
  111. Souriau, 1998, pp. 727-728.
  112. Cf. Kant, Crítica del juicio, §§ 25-27.
  113. Givone, 2001, p. 41.
  114. Abril Cañizares Fernández (22 de mayo de 2002). «Arte, ¿una forma de libertad?». Consultado el 3 de abril de 2011. 
  115. Beardsley y Hospers, 1990, p. 62.
  116. Givone, 2001, p. 74-77.
  117. Marías, 2001, pp. 297-300.
  118. Givone, 2001, pp. 42-44.
  119. Marías, 2001, p. 304-305.
  120. Beardsley y Hospers, 1990, p. 63.
  121. Marías, 2001, pp. 308-315.
  122. Beardsley y Hospers, 1990, p. 64.
  123. Givone, 2001, pp. 50-54.
  124. «La expresión de la belleza». 7 de marzo de 2011. Consultado el 3 de abril de 2011. 
  125. Marías, 2001, p. 263.
  126. Beardsley y Hospers, 1990, p. 65.
  127. Eco, 2004, p. 321.
  128. Eco, 2004, p. 285.
  129. Givone, 2001, p. 78-79.
  130. Givone, 2001, pp. 79-82.
  131. Givone, 2001, pp. 62-64.
  132. Givone, 2001, p. 65-66.
  133. Givone, 2001, pp. 68-69.
  134. Givone, 2001, pp. 70-71.
  135. Givone, 2001, pp. 72-73.
  136. Bozal, 2000, p. 257.
  137. Bozal, 2000, pp. 260-261.
  138. Beardsley y Hospers, 1990, p. 66.
  139. Bozal, 2000, p. 202.
  140. Bozal, 2000, pp. 320-321.
  141. Givone, 2001, p. 87.
  142. Givone, 2001, pp. 85-86.
  143. Eco, 2004, p. 135.
  144. Givone, 2001, pp. 88-91.
  145. Cf. A. Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, vol. I, libro I, passim; para la doctrina de la representación o fenómeno como ilusión, «Maya», cf. especialmente el § 5.
  146. Cf., por ejemplo, A. Schopenhauer, El mundo..., vol. I, lib. II, § 18.
  147. Marías, 2001, p. 329.
  148. Schopenhauer, El mundo..., vol. I, lib. II, §§ 25 y 26; lib. III, §§ 30ss.
  149. Souriau, 1998, p. 661.
  150. Beardsley y Hospers, 1990, p. 68.
  151. Bozal, 2000, pp. 370-373.
  152. Souriau, 1998, p. 826.
  153. Marías, 2001, pp. 352-354.
  154. Beardsley y Hospers, 1990, p. 69.
  155. Souriau, 1998, p. 827.
  156. Bozal, 2000, p. 363.
  157. «La voluntad de poder». Consultado el 2 de agosto de 2012. 
  158. Eco, 2004, p. 329.
  159. Beardsley y Hospers, 1990, p. 70.
  160. Eco, 2004, p. 333.
  161. Eco, 2004, pp. 336-337.
  162. Givone, 2001, p. 114.
  163. Eco, 2004, p. 340.
  164. Poe, Edgar Allan: Escritos sobre poesía y poética. Hiperión, Madrid, 2001, ISBN 84-7517-681-X, p. 18-19.
  165. Bozal, 2000, pp. 324-329.
  166. Beardsley y Hospers, 1990, p. 71.
  167. Givone, 2001, pp. 102-104.
  168. Givone, 2001, pp. 112-113.
  169. Eco, 2004, p. 363.
  170. Eco, 2004, pp. 368-372.
  171. Beardsley y Hospers, 1990, p. 73.
  172. Givone, 2001, pp. 105-106.
  173. Givone, 2001, pp. 106-107.
  174. Givone, 2001, p. 107.
  175. Eco, 2007, pp. 311-313.
  176. Givone, 2001, pp. 108-109.
  177. Givone, 2001, pp. 110-111.
  178. Bozal, 2000, p. 377.
  179. Bozal, 2000, pp. 379-380.
  180. Bozal, 2000, pp. 382-384.
  181. Eco, 2004, pp. 415-417.
  182. Eco, 2004, p. 406.
  183. Souriau, 1998, p. 730.
  184. Eco, 2007, pp. 408-418.
  185. Eco, 2004, p. 417.
  186. Bozal, 1999, pp. 255-258.
  187. Bozal, 1999, pp. 262-263.
  188. Bozal, 1999, pp. 293-295.
  189. Bozal, 1999, pp. 314-323.
  190. Givone, 2001, pp. 141-145.
  191. Marías, 2001, pp. 377-378.
  192. Bozal, 1999, pp. 249-252.
  193. Souriau, 1998, p. 766.
  194. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 79-80.
  195. Souriau, 1998, pp. 769-770.
  196. Givone, 2001, pp. 117-118.
  197. «El postmodernismo». Consultado el 3 de abril de 2011.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  198. Bozal, 1999, pp. 185-188.
  199. Givone, 2001, pp. 122-124.
  200. Givone, 2001, pp. 125-127.
  201. Givone, 2001, p. 127.
  202. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 75-76.
  203. Givone, 2001, pp. 129-131.
  204. Bozal, 1999, pp. 468-472.
  205. Marías, 2001, p. 435.
  206. Givone, 2001, pp. 222-230.
  207. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 82-83.
  208. «La Psicología de la Gestalt». Consultado el 15 de marzo de 2009. 
  209. Bozal, 1999, pp. 92-104.
  210. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 76-77.
  211. Beardsley y Hospers, 1990, p. 78.
  212. Givone, 2001, pp. 132-133.
  213. Givone, 2001, pp. 151-153.
  214. Givone, 2001, p. 154.
  215. Beardsley y Hospers, 1990, pp. 80-81.
  216. Givone, 2001, pp. 135-136.
  217. Givone, 2001, pp. 137-138.
  218. Marías, 2001, p. 424.
  219. Givone, 2001, pp. 155-158.
  220. Givone, 2001, pp. 159-161.
  221. Valeriano Bozal (1993). Modernos y postmodernos (revista). Madrid: Historia 16. pp. 8-18. 
  222. The Arab Contribution to Islamic Art: From the Seventh to the Fifteenth Centuries, Wijdan Ali, American Univ in Cairo Press, 1999, ISBN 977-424-476-1
  223. Porras Gil, 2010, p. 11.
  224. Porras Gil, 2010, p. 20-35.
  225. García-Ormaechea, 1989, pp. 5-8.
  226. García-Ormaechea, 1989, pp. 58-61.
  227. Vicente Camarasa. «La estética zen. Ideas para meditar». Consultado el 15 de marzo de 2009. 
  228. Rivière, 2000, pp. 59-67.
  229. Rivière, 2000, pp. 48-56.
  230. Gutiérrez, 1999, pp. 13-28.
  231. Taisen Deshimaru. «Zen y arte: la doble vía». Consultado el 22 de enero de 2011. 
  232. Souriau, 1998, pp. 707-710.
  233. Susan M. Vogel: African aesthetics, Center for African Art, Nueva York (1986).
  234. Kerchache, Paudrat y Stéphan, 1999, pp. 218-232.
  235. Huera, 1996, pp. 12-17.
Bibliografía

Enlaces externos

  • Introducción a la Historia de la estética
  •   Datos: Q3773025

historia, estética, historia, estética, disciplina, ciencias, sociales, estudia, evolución, ideas, estéticas, largo, tiempo, estética, rama, filosofía, encarga, estudiar, manera, humano, interpreta, estímulos, sensoriales, recibe, mundo, circundante, dando, lu. La historia de la estetica es una disciplina de las ciencias sociales que estudia la evolucion de las ideas esteticas a lo largo del tiempo 1 La estetica es la rama de la filosofia que se encarga de estudiar la manera en que el ser humano interpreta los estimulos sensoriales que recibe del mundo circundante dando lugar al conocimiento sensible adquirido a traves de los sentidos nota 1 Entre los diversos objetos de estudio de la estetica figuran la belleza o los juicios de gusto asi como las distintas maneras de interpretarlos por parte del ser humano Por tanto la estetica esta intimamente ligada al arte y al estudio de la historia del arte analizando los diversos estilos y periodos artisticos conforme a los diversos componentes esteticos que en ellos se encuentran A menudo se suele denominar la estetica como una filosofia del arte nota 2 El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli ejemplo arquetipico de belleza clasica Los cinco sentidos de Hans Makart El Hombre vitruviano de Leonardo da Vinci estudio de las proporciones en el cuerpo humano El termino estetica proviene del griego aἴs8hsis aisthesis sensacion Fue introducido por el filosofo aleman Alexander Gottlieb Baumgarten en su obra Reflexiones filosoficas acerca de la poesia 1735 y mas tarde en su Aesthetica 1750 2 Asi pues la historia de la estetica rigurosamente hablando comenzaria con Baumgarten en el siglo XVIII sobre todo con la sistematizacion de esta disciplina realizada por Immanuel Kant Sin embargo el concepto es aplicable a los estudios sobre el tema efectuados por los filosofos anteriores especialmente desde la Grecia clasica Cabe senalar por ejemplo que los antiguos griegos tenian un vocablo equiparable al actual concepto de estetica que era filokalia filocalia amor a la belleza nota 3 Se podria decir que en Grecia nacio la estetica como concepto mientras que con Baumgarten se convirtio en una rama de la filosofia nota 4 La estetica es una reflexion filosofica que se hace sobre objetos artisticos y naturales y que produce un juicio estetico La percepcion sensorial una vez analizada por la inteligencia humana produce ideas que son abstracciones de la mente y que pueden ser objetivas o subjetivas Estas ideas provocan juicios al relacionar elementos sensoriales a su vez la relacion de juicios es razonamiento El objetivo de la estetica es analizar los razonamientos producidos por dichas relaciones de juicios Por otro lado las ideas evolucionan con el tiempo adaptandose a las corrientes culturales de cada epoca En consecuencia dicha evolucion es tambien el objeto de estudio de la historia de la estetica 3 Indice 1 Antiguedad clasica 1 1 Grecia 1 1 1 Platon 1 1 2 Aristoteles 1 2 Escuelas helenisticas 1 3 Roma 2 Edad Media 3 Edad Moderna 3 1 Renacimiento 3 2 Manierismo 3 3 Barroco y racionalismo 3 4 Empirismo 3 5 Ilustracion 3 6 Idealismo 3 6 1 Kant 3 6 2 Schiller Fichte y Schelling 3 6 3 Hegel 4 Siglo XIX 4 1 Romanticismo 4 1 1 Kierkegaard Schopenhauer y Wagner 4 1 2 Nietzsche 4 2 Esteticismo 4 3 Estetica sociologica 4 4 Estetica psicologica 4 5 Estetica cultural 5 Siglo XX 5 1 Formalismo 5 2 Iconologia 5 3 Neoidealismo 5 4 Marxismo 5 5 Pragmatismo 5 6 Novecentismo 5 7 Raciovitalismo 5 8 Empirismo logico 5 9 Semiotica 5 10 Fenomenologia 5 11 Existencialismo 5 12 Estetica postmoderna 6 Estetica no occidental 6 1 Islam 6 2 India 6 3 China 6 4 Japon 6 5 Africa 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Enlaces externosAntiguedad clasica Editar El Diadumeno de Policleto Grecia Editar Para los griegos preclasicos como se puede percibir en la obra de Homero la belleza era tanto la natural como la de un objeto hecho por el hombre si bien no tenia una definicion clara y se asociaba generalmente con otras cualidades lo bello to kalon es lo que gusta lo que resulta grato a la mirada del espectador nota 5 4 El pensamiento preclasico era mitologico interpretaban el mundo a traves de mitos y fabulas El my8os mythos permitio la aparicion de otro tipo de pensamiento el logos logos mas logico y reflexivo que interpreto el mundo mediante conceptos fisicos dando lugar a la filosofia Hesiodo representa el paso entre este pensamiento mitico y el logico explicando el origen de los conceptos mitologicos de manera racional Por otro lado el primero en plantearse el mundo de forma racional fue Tales de Mileto que comenzo a fijarse en la naturaleza deduciendo sus leyes Posteriormente Pitagoras interpreto la naturaleza en funcion de relaciones matematicas en su estudio de la musica se dio cuenta de que esta depende de proporciones matematicas segun la longitud de las cuerdas tensadas en los instrumentos musicales Partiendo de aqui creo una teoria terapeutica de la musica la cual opinaba que es capaz de restaurar la armonia del alma del ser humano 5 Durante la era de Pericles en el llamado periodo clasico griego el arte gozo de un gran esplendor generando un estilo naturalista de interpretar la realidad los artistas griegos se inspiraban en la naturaleza obedeciendo unas proporciones y unas reglas kanwn canon que permitiesen la captacion de esta realidad por parte del espectador recurriendo si era necesario al escorzo Se perseguia un concepto de belleza basado en la realidad natural pero idealizado con la incorporacion de una vision subjetiva que reflejaba la armonia de cuerpo y alma equiparando belleza con bondad kalokaga8ia kalokagathia nota 6 Uno de los primeros filosofos en ocuparse de temas relacionados con la estetica sobre todo el arte y la poesia fue Democrito quien bajo una actitud empirica estudio el arte de forma mas descriptiva que conceptual considerandolo reflejo de la obra natural del hombre basado en la naturaleza y con un objetivo tendiente al placer Mas tarde los sofistas como Protagoras y Gorgias consideraron la belleza como lo que produce placer por medio del oido y de la vista relativizando el concepto de belleza como algo diferente para cada individuo Socrates opino que el arte es la idealizacion de la naturaleza y que cuando representa al ser humano no lo hace tan solo en cuerpo sino tambien en el alma estableciendo por primera vez el concepto de belleza espiritual contrariamente al de belleza fisica que habia defendido hasta entonces la filosofia griega 6 Platon Editar Platon Platon fue el primero que trato sobre conceptos esteticos como centro de muchas de sus reflexiones sobre todo en temas relativos al arte y la belleza En el Protagoras hablo del arte como la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia a traves de un aprendizaje Para Platon el arte texnh techne tiene un sentido general es la capacidad creadora del ser humano Entendia el arte como destreza o habilidad tanto en el terreno material como en el intelectual En el Sofista distinguio entre habilidades adquisitivas y productivas dividiendo a su vez estas ultimas en productivas de objetos o de imagenes eἴdwla eidola Introdujo el concepto de mimesis mimhsis ya que para el las imagenes son imitaciones de objetos reales aunque sin desempenar la misma funcion que sus originales Estas imitaciones pueden ser genuinas eἰkwn eikon si guardan las mismas propiedades que su modelo o aparentes ϕantaὓma phantasma si solo se parecen al original Sin embargo Platon mismo consideraba esta diferencia dificil de dilucidar ya que toda imitacion debe por fuerza diferir de su original en alguna cosa ya que si fuese identica nos encontrariamos con un objeto igual al representado Para Platon todas las creaciones artisticas son conjeturas eἰkasia eikasia ya que su caracter imitativo las aleja de la realidad de las formas y les confiere incluso un sentido peyorativo ya que son apariencias enganosas ya que los artistas no representan las cosas como son sino como parecen Asi califica a los artistas de pseudoartifices ya que su habilidad no es autentica 7 La belleza la trato en diversos dialogos en Hipias mayor hablo de la belleza de los cuerpos en Fedro de la belleza de las almas y en El banquete de la belleza en general Hipias mayor utilizando un dialogo entre Hipias y Socrates Platon busca la belleza perfecta la belleza ideal platonica nota 7 Proporciona varias definiciones de belleza como la conveniencia que es la adecuacion a una finalidad que hace que un objeto parezca bello o la utilidad relacionando la belleza con el bien con la dimension moral la belleza conduce al bien en relacion causa efecto 8 Fedro en este texto Platon explico de forma mitica el origen del ser humano asi como su teoria del conocimiento basado en las ideas Socrates cuenta a Fedro que el alma es como un carro tirado por dos caballos uno manso y otro bravo dirigidos por la razon Esta alma se encuentra originariamente en el mundo de las ideas pero al encarnarse en un cuerpo las olvidan en mayor o menor grado Para Platon el conocimiento es el recuerdo de estas ideas La materia es sombra de las ideas que a traves del estimulo que ofrecen pueden conducirnos a ellas a traves de un procedimiento que identifica como amor ἔrws eros Asi el amor por las cosas bellas puede conducirnos a la idea de belleza a la belleza perfecta ideal 9 El banquete en esta obra Platon manifiesta que el hombre tiene inclinacion a buscar la perfeccion la belleza y que esta se puede conseguir a traves del amor que es un camino de conocimiento una energia que nos orienta Platon distinguia dos clases de amor el popular relacionado con el cuerpo las formas y las acciones y el celestial asociado a la virtud y el intelecto El amor es la busqueda de la belleza que relaciona con la verdad primero la belleza fisica amor de los cuerpos y despues la belleza espiritual amor de las acciones llegando por fin a la belleza ideal al amor por la ciencia Se pasa pues del cuerpo a la virtud y de aqui a la esencia El amor ideal el llamado amor platonico es infinito no tiene tiempo ni forma 10 Se percibe pues una clara evolucion de la busqueda de una nocion general de belleza del Hipias utilizando el sistema socratico de comparacion dedujo en el Fedro que la belleza esta mas alla de la realidad que nos envuelve por ultimo en El banquete identifico la busqueda de la belleza con la propia vida humana siendo el amor la forma de acceso Platon fue el origen de dos de las teorias sobre la belleza mas defendidas a lo largo del devenir historico la belleza como armonia y proporcion y la belleza como esplendor Postulo que la belleza es independiente de su soporte fisico asi como que no depende de la vision que a menudo nos engana la vision sensible es superada por la vision intelectual que es la que proviene de la filosofia 11 El concepto de belleza de Platon era muy amplio abarcando tanto la belleza fisica como espiritual la moral y cognoscitiva la belleza de los cuerpos de los objetos artisticos tanto como la de colores sonidos leyes actitudes morales etc Igualmente relacionaba belleza con bondad que para el eran sinonimos el subtitulo de El banquete que trata ampliamente la belleza es Sobre el bien 12 Si es que hay algo por lo que vale la pena vivir es por contemplar la belleza Platon El banquete 210 E 211 D 13 Aristoteles Editar Aristoteles Asi como Platon era un metafisico Aristoteles se centro mas en el terreno de la fisica aplicando la logica al estudio de la naturaleza y del ser humano Para el la naturaleza tiene un germen que da pie a la forma y el movimiento que son las bases de la naturaleza En el arte cultura el germen es el artista el hombre asi distinguia naturaleza de origen organico de cultura de origen psicologico Creo un sistema causal buscando una causa material en el origen de todo acontecimiento despues de la material viene una causa eficiente o motriz y por ultimo una causa formal Aristoteles distinguia tres clases de pensamiento conocimiento 8ewria theoria accion prᾱ3is praxis y realizacion poihsis poiesis 14 La teoria estetica de Aristoteles plasmada sobre todo en su Poetica provenia en buena parte de la obra de Platon sobre todo en el concepto de mimesis Para Aristoteles la belleza consistia en magnitud mege8os megethos y orden pa3is paxis cuestiones puramente fisicas y se encuentra en las proporciones perfectas en la justa medida en la simetria symmetria 15 En su estudio de la tragedia lamentablemente la parte de la comedia se ha perdido definio esta con base en la mimesis mimhsis como imitacion de una accion honrada y acabada que implica cierta magnitud hecha en un lenguaje refinado realizada por personajes que actuan y que opera una purificacion de las emociones o catarsis ka8arsis purificacion nota 8 16 La funcion del arte imitativo es la de acabar y perfeccionar los productos de la naturaleza Para Aristoteles el arte humaniza la naturaleza magnificando la realidad Asi pues la tragedia es un proceso estetico de la mimesis la imitacion de la realidad a la poiesis la produccion creativa 17 Es una operacion moralizadora de humanizacion de la realidad La tragedia separa la realidad de la ficcion pero tambien reconduce la ficcion a la realidad por medio de la catarsis el primer camino es estetico mientras que el segundo es etico Para Aristoteles la poesia tragica responde a leyes psicologicas que denomina conducta universal ya que responde a criterios racionales de comportamiento del individuo concepto que sento las bases de la teoria artistica sobre todo literaria hasta la edad moderna nota 9 18 El concepto de belleza de Aristoteles se desarrollo mas ampliamente en la Retorica es bello lo que por un lado nos agrada y por otro lo que es valioso por si mismo Es decir la belleza ha de proporcionar placer y ha de tener un valor intrinseco independientemente de su finalidad Para Aristoteles la belleza es buena aunque no todo lo bueno es bello por otro lado la belleza es agradable aunque no todo placer es bello A su vez la belleza ha de ser buena y agradable a un mismo tiempo 19 Del arte proceden las cosas cuya forma esta en el alma Aristoteles Metafisica 20 Escuelas helenisticas Editar Laocoonte y sus hijos de Agesandro Polidoro y Atenodoro de Rodas El periodo helenistico supuso una cierta decadencia cultural La filosofia dejo de estudiar el mundo para centrarse en el ser humano pasando de una filosofia metafisica a una de contenido netamente moral A menudo la filosofia se encamino en esta epoca a elaborar formas de vida actitudes existenciales generalmente ligadas a movimientos religiosos creando corrientes sincreticas en que se sintetizaba la religion con la vida humana 21 En el arte se introdujo un sentido de vida de movimiento un sentimentalismo tragico y exacerbado pa8os pathos nota 10 que produjo obras recargadas dinamicas que a traves de la exageracion de las formas dejaban traslucir fuertes emociones Surgio asimismo el concepto de gracia de delicadeza de las formas Estoicismo esta doctrina se centro en los problemas del hombre defendiendo como mejor solucion ante la vida la busqueda del equilibrio interior que se consigue a traves de la autarquia la autosuficiencia El bien mas preciado para el hombre es la felicidad que encuentran en el ejercicio de la virtud en la figura del hombre moderado que domina sus pasiones 22 Los filosofos estoicos se ocuparon esencialmente de cuestiones relacionadas con la logica y la semantica pero tambien trataron la poesia principalmente Zenon de Citio y Crisipo Para los estoicos la belleza era la relacion entre un objeto y la naturaleza es decir la armonia entre ellos analogia estoica Relacionaban la belleza con la moral con vivir la vida de forma correcta y decorosa practicando la virtud Asi la poesia era un vehiculo para la elevacion espiritual que podia conllevar tanto un placer racional como irracional interpretando la poesia como una alegoria de la filosofia 23 Los estoicos veian la belleza como una presencia innata al mundo tanto en su totalidad como en sus partes constitutivas en los objetos y en los seres vivos Sostenian que la naturaleza es el mayor artista asi como que la naturaleza ama la belleza Creian igualmente que la fealdad sirve para realzar la belleza mediante el contraste Distinguian entre belleza absoluta que viene de la proporcion symmetria y belleza relativa definida en terminos como conveniente o adecuado prepon prepon en latin decorum Asimismo introdujeron un nuevo concepto en la psicologia de la belleza asi como hasta entonces se distinguia entre ideas y sentidos los estoicos plantearon una nueva categoria basada en la imaginacion la fantasia fantasia 24 Epicureismo formulado por Epicuro esta doctrina equiparaba el bien con el placer creando una filosofia hedonista en la que el hombre debe buscar unicamente su felicidad si bien Epicuro hablaba mas de placeres espirituales que materiales 25 Los filosofos epicureos reflexionaron poco acerca de cuestiones esteticas siendo la principal aportacion la de Filodemo de Gadara en Sobre la musica sostuvo que esta es incapaz de provocar emociones en el ser humano o de producir algun tipo de transformacion en el orden moral por otra parte en Sobre los poemas afirmo que la bondad poetica to poietikon aga8on es la unidad de forma y contenido rechazando cualquier contenido moral que la poesia pretenda tener 26 Escepticismo esta corriente se centraba en la desconfianza por la verdad que consideraban inaprehensible para el hombre Asi afirmaban la imposibilidad del conocimiento absteniendose de todo juicio ἐpoxh epokhe si sobre la belleza y el arte hay una gran diversidad de juicios es imposible saber cual de ellos es cierto Tenian una opinion negativa del arte la musica y la literatura que para ellos no aportan ningun beneficio pudiendo ser incluso perjudiciales ya que su naturaleza ficticia puede confundir al hombre Asi la belleza no tiene una naturaleza objetiva y aunque puede proporcionar placer este es tan solo una sugestion sin valor practico Uno de sus principales representantes fue Sexto Empirico 27 Neoplatonismo creado por Plotino esta filosofia afirmaba que la belleza es interior pertenece al alma y que el arte es una representacion exterior del espiritu por lo que la belleza esta en el sujeto En Sobre la belleza Plotino refuto la idea aristotelica de la belleza como simetria segun la cual la belleza se encuentra en el conjunto siendo asi las partes simples de ese conjunto no serian bellas por lo que varias partes no bellas en si no podrian hacer un todo bello Siguiendo el concepto del Hipias mayor de Platon afirmo que la belleza esta en la vida no en las formas y se traduce por expresion mirada intensidad algo que se esconde detras de las formas y que identifica como el alma psyxh 28 Con Plotino comenzo la estetica de la luz que se desarrollo durante el gotico medieval la belleza proviene de una forma y la presencia de una luz incorporea que ilumina la oscuridad de la materia metafora solar el sol como metafora de la belleza ideal Por eso el fuego es el unico que tiene belleza en si mismo porque no tiene forma es la idea entre los elementos Plotino asimilo el mundo de las ideas de Platon en un Uno to ἕn to hen que es como un foco de luz que emana en la tierra produciendo la realidad segun tres estadios o hipostasis ὑpostᾰsis intelecto alma y cuerpo 29 El alma es el mediador entre el cuerpo y el intelecto que es el que mas participa de la belleza al encontrarse mas cerca de la luz Asi la belleza no se encuentra en la forma sino en su resplandor todas las cosas todas las formas tienen luz que es donde radica la belleza El artista ya no tiene que imitar a la naturaleza ya que la belleza se encuentra en el intelecto en forma de idea trabajando con materia tiene que pasar esta idea a la materia Asi el artista ya no trabaja racionalmente sino por inspiracion ascendiendo al intelecto que es donde se encuentran las ideas 30 En verdad no hay belleza mas autentica que la sabiduria que encontramos y amamos en algun individuo prescindiendo de que su rostro pueda ser feo y sin mirar para nada su apariencia buscamos su belleza interior Plotino Eneadas V 8 31 Roma Editar Busto de Antinoo Coleccion Borghese Frascati La estetica romana era heredera de la griega si bien no fue muy desarrollada por los autores romanos al menos hasta la llegada del cristianismo Las principales aportaciones vinieron del terreno de la literatura Horacio trato en su poesia temas como el elogio de la vida tranquila beatus ille y la invitacion a gozar de la vida carpe diem En Arte Poetica senalo las reglas de la poesia que esta sometida a un control racional Lucrecio fue autor del poema De la naturaleza de las cosas De rerum natura donde reflejo su vision atea del mundo influido por el epicureismo y el atomismo de Democrito Opinaba que la naturaleza esta compuesta de atomos y de vacio y que el alma es material y no sobrevive al cuerpo Intento liberar al hombre del miedo a la muerte y a los dioses que segun el causan la infelicidad humana 32 Plutarco aporto una concepcion intelectualista del placer estetico opinando que el arte es conocimiento En su obra Vidas paralelas serie de biografias comparadas de personajes griegos y romanos introdujo la descripcion psicologica del individuo analizando sus virtudes y defectos asi como la influencia del caracter sobre la vida del hombre Ciceron recibio la influencia estoica desarrollando una filosofia cercana al eclecticismo Definio la belleza basandose en conceptos postulados anteriormente como orden ordo y proporcion convenientia partium pero introdujo la nocion de aspecto aspectus concepto que hace que la belleza conmueva atraiga Asi distinguia la apariencia la belleza sensorial pulchrum puramente estetica de la belleza espiritual decorum presente en los caracteres las costumbres y las acciones de indole moral Ademas basandose en Platon establecio otros dos tipos de belleza dignidad dignitas y gracia venustas otorgando a la primera un caracter masculino y a la segunda uno femenino Para Ciceron el arte es imitacion de la realidad si bien no llega a captar su esencia la verdad vence a la imitacion vincit imitationem veritas Por otra parte consideraba que la captacion del arte proviene tanto del artista como del espectador poseyendo el hombre un sentido especial sensus de la belleza y el arte Ciceron fue el primero en estudiar el arte desde aspectos sociologicos y evolutivos 33 Vitruvio escribio el tratado sobre arquitectura mas antiguo que se conserva De Architectura Su descripcion de las formas arquitectonicas de la antiguedad greco latina influyo poderosamente en el Renacimiento siendo a la vez una importante fuente documental por las informaciones que aporta sobre la pintura y la escultura griegas y romanas El famoso dibujo de Leonardo da Vinci sobre las proporciones del hombre el Hombre de Vitruvio esta basado en las indicaciones dadas en esta obra Segun Vitruvio el artista debe poseer tres cualidades esenciales capacidades innatas natura conocimiento doctrina y experiencia usus Asimismo la obra artistica debe tener solidez firmitas utilidad utilitas y belleza venustas Vitruvio entendia la belleza como un concepto amplio que abarca tanto el goce visual proveniente de la proporcion y el color como el que proporciona la finalidad la conveniencia y la utilidad La belleza puede ser verdadera y objetiva teniendo su origen en las leyes de la naturaleza que el hombre interpreta en la creacion artistica 34 Cabe senalar que Galeno introdujo en el siglo II una clasificacion de las artes que llego hasta la era moderna divididas en artes liberales y artes vulgares segun si tenian un origen intelectual o manual Entre las liberales se encontraban la gramatica la retorica y la dialectica que formaban el trivium y la aritmetica la geometria la astronomia y la musica que formaban el quadrivium las vulgares incluian la arquitectura la escultura y la pintura pero tambien otras actividades que hoy consideramos artesania 35 Con Pseudo Longino en su obra Sobre lo sublime aparecio una nueva categoria estetica lo sublime ὕpsos ypsos que tuvo un gran desarrollo durante el romanticismo Para Longino una obra de arte bella persuade convence se dirige a la razon aunque podemos discrepar en cambio una obra sublime tiene grandeza no depende de la forma prescinde de opiniones se dirige mas al interior a una actitud psicologica Asi es igual de buena para todo el mundo no depende de las variaciones temporales del gusto Lo sublime se relaciona con la belleza porque sobrepasa sus limites la belleza es contencion magnitud y orden aristotelicos lo sublime es incontinente la belleza guarda las formas lo sublime las pierde lo bello convence y agrada lo sublime involucra y sorprende la belleza esta en los objetos a la vista en lo sublime el objeto desaparece Lo sublime corresponde segun Longino al ultimo estadio del amor platonico en que no se ve la belleza sino que se sumerge en ella esta en un oceano de belleza 36 Edad Media Editar Pantocrator del abside de Sant Climent de Taull MNAC El arte medieval pierde realismo para aportar una mayor expresividad y simbolismo a la imagen La estetica medieval nota 11 era principalmente teologica la belleza esta al servicio de la revelacion sirve para expresar las verdades cristianas El arte medieval se vio influido por la inmaterialidad de Plotino para los autores medievales la belleza esta en la expresion no en las formas es una estetica subjetiva nota 12 Las figuras artisticas pierden corporeidad se pierde interes por la realidad las proporciones la perspectiva En cambio se acentua la expresion sobre todo en la mirada los personajes se simbolizan mas que se representan El arte tenia en esta epoca una funcion social practica didactica El artista o mas bien artesano no era creativo realizando una labor que traducia conceptos colectivos y no individuales Era un arte simbolico donde todos sus componentes espacio color iconografia tenian un significado generalmente religioso Fue en esta epoca cuando se relaciono por primera vez el arte con la belleza sintetizado en la expresion ars pulchra arte bello presente en la obra goliardica Carmina Cantabrigensia siglo XII Por otro lado en un intento de alegorizacion de la realidad inspirado en la tradicion mitica griega y en la interpretacion rabinica judia los Padres y teologos cristianos desde Origenes hasta Ambrosio de Milan Juan Casiano y Juan Escoto Erigena desarrollaron un concepto simbolico de la naturaleza que tendria gran relevancia en el desarrollo posterior de la estetica de acuerdo con la interpretacion semiotica de la realidad 37 En la Biblia pese a su caracter eminentemente religioso hay algunas reflexiones sobre estetica en el Genesis se dice que vio Dios todo lo que habia hecho el mundo y he aqui que era bueno en gran manera Ge 1 31 Este bueno tenia en hebreo un sentido mas etico pero en su traduccion al griego se empleo el termino kalos kalos bello en el sentido de la kalokagathia que identificaba bondad y belleza aunque posteriormente en la Vulgata latina se hizo una traduccion mas literal bonum en vez de pulchrum quedo fijada en la mentalidad cristiana la idea de la belleza intrinseca del mundo como obra del Creador En el Libro de la Sabiduria se expone la belleza de la creacion como prueba de la existencia de Dios al tiempo que se identifica la belleza de la naturaleza y el arte con cualidades divinas Tambien se relata que Dios creo el mundo segun medida numero y peso omnia in mensura et numero et pondere dando origen a una teoria matematica de la belleza que tendria gran relevancia durante toda la Edad Media Algunas otras referencias a conceptos esteticos aparecen en el Eclesiastes y el Cantar de los Cantares trasluciendo una concepcion mas puramente semitica que relativiza la belleza y la subordina a postulados morales asi en los Proverbios de Salomon se dice que falsos son los encantos y vana la belleza fallax gratia et vana est pulchritudo Pr 31 30 Asi pues tanto la belleza como vanidad o entendida como expresion de la creacion de Dios estaran presentes en toda la teologia cristiana 38 El primer cristianismo se nutrio de la filosofia neoplatonica Plotino Porfirio Jamblico Proclo donde el mundo de las ideas de Platon o el Uno de Plotino se identificaban con Dios La filosofia o mas propiamente teologia cristiana era pues sintetica asimilando toda la tradicion grecorromana en el terreno estetico adoptaron la belleza espiritual de Platon la belleza moral estoica la concepcion artistica aristotelica la retorica ciceroniana la poesia horaciana y la arquitectura vitruviana 39 Se puede apreciar en la obra de autores como Origenes Lactancio Tertuliano y Pseudo Dionisio para Origenes el arte venia de Dios que es el supremo artista Dios es la belleza suprema por lo que la busqueda de Dios es un camino estetico Tertuliano afirmo que la naturaleza es creacion de Dios y la cultura del diablo por lo que el arte es una expresion del mal Lactancio intento demostrar que lo feo es en realidad bello en funcion de su utilidad Para el Pseudo Dionisio la belleza estaba en los atributos metafisicos de la trascendencia es decir esta fuera del objeto La obra de Dionisio es la cristalizacion del pensamiento de Platon adaptado a la epoca la luz es el bien siguiendo el modelo hipostatico de Plotino es la medida del ser y del tiempo La invisibilidad de Dios se hace sensible para las cosas terrestres a traves de la luz siendo la luz inteligible el bien el principio trascendente de la unidad Asi la belleza es la participacion con la unidad La belleza esencial de Dionisio es la de Platon El Banquete la belleza absoluta que depende de la razon Asimila la belleza con Dios por lo que en el mundo solo hay una belleza aparente la belleza de las cosas es reflejo de la belleza divina Tomo de Plotino el concepto de una belleza que es propiedad de lo absoluto fundiendo belleza y bondad en una belleza supraexistencial operoysion kalos Asimismo tomo el concepto plotiniano de emanacion para afirmar que la belleza terrestre emana de la divina En cuanto al arte para Dionisio su unico objetivo es acercarse a la belleza perfecta La estetica dionisiana ejercio una enorme influencia en el concepto cristiano de belleza asi como en la representacion artistica 40 Lo bello trascendental se llama belleza por la hermosura que propiamente comunica a cada ser como causa de toda armonia y esplendor alumbrando en ellos porciones de belleza a la manera del rayo brillante que emana de su fuente la luz Pseudo Dionisio De divinis nominibus 41 San Basilio asumio el concepto dualista griego de la belleza por una parte esta es la proporcion del conjunto por otro siguiendo a Plotino es la propiedad de las cosas simples presente en cualidades como la luz y el brillo Afirmo que hay dos clases de belleza una humana y otra divina siendo la primera superficial y subjetiva y la segunda primordial y objetiva Defendio el concepto de pankalia pankalia segun el cual el mundo es bello ya que al ser creacion de Dios refleja la belleza divina Aun asi no cabe entenderlo con que todo lo visible sea bello y agrade por igual a todos los hombres sino que todo es bello en cuanto cumple una finalidad 42 San Agustin manifesto que la belleza fisica es simbolo de la belleza divina y exalto la belleza moral sobre la sensible Frente a la estetica subjetiva de Plotino propuso una belleza racional material En Sobre la belleza y la conveniencia De pulcro et apto reflejo una estetica sensualista de caracter estoico Perdido este libro en 384 escribio Confesiones donde confeso que la lectura de Sobre la belleza de Plotino le hizo convertirse al cristianismo Agustin se sentia continuamente atraido por las formas de las cosas que le rodeaban veia en el mundo una belleza continua en las formas que era deseable atrayente y que tras su conversion tendria una funcion significativa Hacia una teologia estetica reflejando en todos sus libros su concepto de belleza dentro de una estetica semantica la forma tiene un significado los objetos naturales se convierten en signos para nuestra percepcion Para Agustin la belleza es unidad coherencia de las partes entre si armonia del conjunto 43 Acaso amamos algo fuera de lo bello San Agustin Confesiones IV 13 44 Boecio expuso en De institutione musica una teoria neopitagorica de la musica donde reflejo un concepto de belleza formal basada en la proporcion y el numero Este concepto lo extrapolo al arte en general como armonia del conjunto basado en sencillas relaciones numericas siendo mas bello el objeto que presente una mayor sencillez proporcional Otorgo asi un valor superficial a la belleza llegando a afirmar que la admiracion por la belleza es debilidad de los sentidos Dividio las artes en ars y artificium clasificacion similar a la de artes liberales y vulgares pero en una acepcion que casi excluia las formas manuales del campo del arte dependiendo este tan solo de la mente 45 Casiodoro tambien defendio el caracter matematico de la belleza afirmando que la belleza corporal viene del alma que le infunde vida sui corpus vivicatrix En cuanto al arte destaco su aspecto productivo conforme a reglas senalando tres objetivos principales del arte ensenar doceat conmover moveat y complacer delectet 46 Alcuino de York ministro de ciencias y artes de Carlomagno distinguio entre belleza formal pulchra species y belleza eterna pulchritudo aeterna siendo la primera el amor por las cosas agradables tanto en el aspecto visual como del resto de sentidos y la segunda el reflejo de la belleza divina que proporciona felicidad espiritual Juan Escoto Erigena trato de la actitud estetica que contrapuso a la actitud practica siendo la primera mas elevada a nivel espiritual Esta actitud es desinteresada contemplativa evocadora del orden divino Su concepto de belleza de influencia agustiniana y dionisiana era espiritualista consistente en una armonia universal que se concreta en la unidad de las cosas La belleza es manifestacion de Dios una teofania Dios se da a conocer a traves de la belleza que es atributo de todo lo perfecto y divino es inefable e inexpresable 47 La geometria vitral del roseton del transepto norte de la Catedral de Laon Durante la Baja Edad Media y paralelamente al arte gotico surgio la llamada estetica de la luz la luz era simbolo de divinidad lo que se reflejo en las nuevas catedrales goticas mas luminosas con amplios ventanales que inundaban el espacio interior que era indefinido sin limites como concrecion de una belleza absoluta infinita Asimismo se otorgo gran importancia a la belleza del color que adquirio en la Edad Media un significado simbolico expresando cada color un distinto atributo o cualidad humana o divina 48 Robert Grosseteste hablo del caracter matematico de la belleza identificandola con la luz metafisica y distinguiendo tres tipos de luz lux Dios radium rayos de luz y lumen el aire lleno de luz El lumen refleja en los objetos por lo que estos resplandecen splendor Afirmaba que la luz es la belleza y adorno de toda creacion visible asi como que embellece las cosas y muestra su hermosura Roger Bacon racionalizo la estetica de la luz opinando que la incidencia de la luz en los objetos produce lineas angulos y figuras elementales Hugo de San Victor distinguio entre belleza visible e invisible la primera presente en la forma es percibida por los sentidos imaginatio mientras que la segunda se encuentra en la esencia y es captada por la inteligencia intelligentia La belleza invisible es la belleza suprema que solo capta la mente intuitiva 49 Hay algo mas bello que la luz que aun no teniendo color en si misma sin embargo hace aparecer los colores de todas las cosas iluminandolas Hugo de San Victor Eruditio didascalica XII 50 El periodo bajomedieval fue el de la filosofia escolastica que pretendia el estudio de Dios desde unos postulados mas racionalistas para lo que se basaron principalmente en la filosofia aristotelica pero sin renunciar a la fe Los escolasticos partieron de la teoria formalista agustiniana y de la belleza contemplativa victoriana de Hugo de San Victor y se centraron en cuestiones mas semanticas y estructurales de la belleza definicion y esencia de la belleza postura del ser humano ante lo bello etc Guillermo de Auvernia establecio que es bello lo que gusta por si mismo per se ipsum placet asi como que es bello lo que deleita a la mente animum delectat y lo que la atrae ad amorem sui allicit Los escolasticos plantearon el caracter objetivo y condicional de la belleza planteando una relacion entre objeto y sujeto para que un objeto nos guste este debe poseer unas cualidades que atraigan Tambien recogieron la idea de belleza como proporcion entre las partes proveniente de San Agustin en un texto franciscano del siglo XIII la Summa Alexandri por su autor Alejandro de Hales se especifica que es bello lo que tiene medida forma y orden pulchra est res quando tenet modum et speciem et ordinem 51 San Buenaventura establecio que la percepcion es la afinidad entre los sentidos y los objetos que proporciona accion fuerza y forma la accion da salud radione salubritatis la fuerza da bondad suavitas y la forma da belleza preciositas Se establecia asi una proporcion de adecuacion que era cambiante subjetiva En contraposicion propuso una proporcion de igualdad que seria un ultimo estadio inteligible de la belleza comparable a la unidad de San Agustin En Itinerario de la mente a Dios Itinerarium mentis ad Deum decia que esta igualdad no varia sino que hace abstraccion de las circunstancias de lugar tiempo y movimiento Para Buenaventura la luz es la cosa mas agradable maxime delectabilis la luz es la forma sustancial de los cuerpos siendo por tanto el principio basico de la belleza 52 Alberto Magno recogio dos teorias tradicionales sobre la belleza la de la proporcion aristotelica y la del resplandor neoplatonico sintetizandolas sobre la base de la teoria hilemorfista de Aristoteles la materia va unida a la forma asi unio proporcion y resplandor resultando que la belleza se produce cuando la materia trasluce su esencia Definio asi la belleza como el resplandor de la forma en las diversas partes de la materia Su discipulo Ulrico de Estrasburgo desarrollo esta teoria dividiendo la belleza en corporea y espiritual a la vez que encontro en ella dos cualidades distintas la belleza esencial inherente a las cosas y la accidental ajena a ellas 53 Santo Tomas de Aquino recogio la tesis de Alberto Magno de la belleza como esplendor de la forma splendor formae Opinaba que la percepcion de la belleza es una clase de conocimiento exponiendo su teoria en su obra magna la Summa Theologica 1265 1273 En esta obra encontro una relacion entre el sujeto y el objeto percepcion el objeto se manifiesta como forma y el sujeto percibe gracias a la sensibilidad entre forma y sensibilidad hay una afinidad estructural Para Tomas belleza y bondad son lo mismo aunque la belleza se dirige al intelecto y la bondad a los sentidos Lo bueno es material lo bello inmaterial lo bueno hace desear lo bello no tiene deseo de posesion Distinguia en la belleza tres cualidades integridad integritas que es la estabilidad estructural del objeto un objeto roto o incompleto no puede ser bello armonia consonantia es decir la correcta proporcion de las partes de un objeto y claridad claritas relacionando la belleza con la luz como simbolo de verdad siguiendo la tradicion neoplatonica 54 Lo bello consiste en la debida proporcion porque los sentidos se deleitan con las cosas bien proporcionadas Santo Tomas de Aquino Summa Theologica I q 5 a 4 ad 1 44 55 Por ultimo cabria citar a Dante Alighieri que en su gran obra La Divina Comedia junto a otros tratados como Il convivio y De vulgari eloquentia expreso varios conceptos esteticos muy proximos a la estetica escolastica pero con algun elemento innovador De Santo Tomas cogio su concepto de la belleza como consonantia y claritas junto a la idea de una belleza espiritual aparte de la sensorial y que la belleza perfecta solo se encuentra en Dios Pero a la belleza entendida como un correcto ordenamiento de las partes risulta dalle membra in quanto sono debidamente ordinate anadio un elemento metafisico el amor El amor es un poder cosmico que conduce a la divinidad Para Dante el amor es la fuente de la belleza igual en la naturaleza que en el arte El artista debe crear su obra inspirado por el amor El arte representa a la naturaleza que es obra de Dios por lo que tiene un caracter inefable el arte es casi nieto de Dios si che vostr arte a Dio quasi e nepote Asi al relacionar arte y belleza Dante abrio el camino a la estetica renacentista alejada de postulados teologicos 56 Edad Moderna Editar La Gioconda de Leonardo da Vinci Renacimiento Editar La cultura renacentista supuso el retorno al racionalismo al estudio de la naturaleza la investigacion empirica con especial influencia de la filosofia clasica grecorromana La teologia paso a un segundo plano y el objeto de estudio del filosofo volvio a ser el hombre humanismo El latin dejo de ser la lengua universal para dar paso a las lenguas vernaculas La estetica renacentista se baso tanto en la antiguedad clasica como en la estetica medieval por lo que a veces resultaba algo contradictoria la belleza oscilaba entre una concepcion realista de imitacion de la naturaleza y una vision ideal de perfeccion sobrenatural siendo el mundo visible el camino para ascender a una dimension suprasensible 57 Se produjo una gran renovacion del arte que volvio a estar inspirado en la realidad imitando la naturaleza Uno de los primeros teoricos del arte renacentista fue Cennino Cennini en su obra Il libro dell arte 1400 sento las bases de la concepcion artistica del Renacimiento defendiendo el arte como una actividad intelectual creadora y no como un simple trabajo manual Para Cennini el mejor metodo para el artista es retratar de la naturaleza ritrarre de natura defendiendo la libertad del artista que debe trabajar como le place segun su voluntad come gli piace secondo sua volonta Tambien introdujo el concepto de diseno disegno el impulso creador del artista que forja una idea mental de su obra antes de realizarla materialmente concepto de vital importancia desde entonces para el arte moderno 58 En ese contexto surgieron varios tratados mas acerca del arte como los de Leon Battista Alberti De Pictura 1436 1439 De re aedificatoria 1450 y De Statua 1460 o Los Comentarios 1447 de Lorenzo Ghiberti Alberti recibio la influencia aristotelica pretendiendo aportar una base cientifica al arte Definio la belleza como concinnitas concinidad ordenacion simetrica la perfeccion es la unidad de las partes con el todo Tambien hablo de decorum el tratamiento del artista para adecuar los objetos y temas artisticos a un sentido mesurado perfeccionista 59 Ghiberti fue el primero en periodificar la historia del arte distinguiendo antiguedad clasica periodo medieval y lo que llamo renacer de las artes Renacimiento nota 13 Para Ghiberti la pintura es razonamiento y depende de la vision en una relacion espiritual pero la vision es subjetiva por lo que el juicio es arbitrario El Renacimiento puso especial enfasis en la imitacion de la naturaleza lo que consiguio a traves de la perspectiva o de estudios de proporciones como los realizados por Luca Pacioli sobre la seccion aurea en De Divina Proportione 1509 hablo del numero aureo representado por la letra griega f fi el cual posee diversas propiedades como relacion o proporcion que se encuentran tanto en algunas figuras geometricas como en la naturaleza en elementos tales como caracolas nervaduras de las hojas de algunos arboles el grosor de las ramas etc Asimismo atribuyo un caracter estetico especial a los objetos que siguen la razon aurea asi como les otorgo una importancia mistica 60 Ejemplo canonico para representar la cabeza humana acorde con La Divina Proporcion de Luca Pacioli En otro campo de investigacion Leonardo Da Vinci se preocupo esencialmente de la simple percepcion la observacion de la naturaleza Buscaba la vida en la pintura la cual encontro en el color en la luz del cromatismo Para Leonardo era mas importante el color que la linea y con este creo sus composiciones creando los contornos con una transicion de tonos sfumato En Tratado de la pintura 1651 expuso su teoria del arte el cual necesita la aportacion de la imaginacion de la fantasia La pintura es la suma de la luz y la oscuridad claroscuro lo que da movimiento vida Segun Leonardo la tiniebla es el cuerpo y la luz el espiritu siendo la mezcla de ambos la vida 61 Nicolas de Cusa trato la estetica en sus obras De mente De ludo globi y Tota pulchra donde recogio el concepto platonico de belleza como cualidad ideal no material siendo la idea la que forma el resplandor de la belleza resplendentia pulchri Para Cusa el arte consiste en componer el conjunto de la materia congregat omnia otorgando unidad a la pluralidad unitas in pluritate 62 En 1462 se fundo la Academia de Florencia donde surgio una importante escuela de corte neoplatonico con autores como Marsilio Ficino Giovanni Pico della Mirandola y Angelo Poliziano El mas relevante en el campo de la estetica fue Ficino autor de De Amore un comentario al Banquete de Platon donde reflexiono sobre la belleza y el arte Para Ficino Dios es el mas grande artista artifex mientras que el hombre solo capta el reflejo de la belleza que es el acuerdo de la idea con la materia Distinguio dos clases de belleza la claritas procedente de Dios es el reflejo de la luz divina en las cosas la belleza de la naturaleza la concinnitas procede del hombre y se basa en la armonia en la relacion de las partes con el conjunto Sin embargo aunque distingue dos bellezas una corporal de las formas y otra incorporea de las virtudes ambas se subordinan a la percepcion mental ya que incluso la belleza formal es percibida por la vista y elaborada por la mente resultando igualmente incorporea Para Ficino la perfeccion interior crea la exterior por lo que la belleza es una imagen espiritual simulacrum spirituale Asimismo distinguia entre belleza como tal pulchritudo y cosas bellas res pluchrae afirmando que los cuerpos pueden ser cosas bellas pero no belleza en si misma ya que estan sujetos a los cambios del tiempo Tambien opinaba que la belleza solo es accesible a los sabios cognoscentes que son los unicos capaces de juzgarla iudicium pulchritudinis ya que poseen una idea innata de lo bello Por ultimo en Theologia platonica 1474 Ficino recogio toda la tradicion estetica neoplatonica y agustiniana y formulo una nueva teoria basada en el Fedon platonico la de la contemplacion en esta se produce una escision del cuerpo con el alma ascendiendo esta hacia el mundo de las ideas que describio Platon Aqui el alma puede aprehender de forma inmediata la sensacion de la belleza nota 14 Cuando hablamos de amor entendedlo como el anhelo de belleza De hecho esta es la definicion del amor en todos los filosofos Marsilio Ficino Commentarium in Convivium I 4 63 Heredero de la estetica ficiniana fue Leon Hebreo un judio espanol exiliado en Italia autor de Dialogos del amor 1535 Leon continuo con la tesis neoplatonica de la atraccion espiritual de la belleza afirmando que el amor es la actitud natural del ser humano frente a la belleza Tambien hablo de la gracia que fijo como categoria estetica que es la que atrae hacia la belleza siendo en esencia una mezcla de belleza y bondad Por ultimo Agostino Nifo publico en 1531 su tratado De lo bello De pulchro donde realizo un estudio historico de los principales conceptos esteticos desde los sofistas hasta los neoplatonicos siendo uno de los primeros textos realizados sobre historia de la estetica Nifo era filosofo y medico y formulo una teoria sobre el amor y la belleza de corte mas cientifico basada en criterios fisiologicos 64 Manierismo Editar Alegoria de la Belleza de Cesare Ripa La Belleza es una mujer desnuda con la cabeza oculta entre nubes simbolo de lo subjetivo de la belleza en la mano derecha lleva un globo y un compas la belleza como medida y proporcion y en la izquierda una flor de lis la belleza como tentadora del alma igual que el perfume de una flor 65 Con el manierismo nota 15 se podria decir que comienza el arte moderno las cosas ya no se representan tal como son sino tal como las ve el artista La belleza se relativiza se pasa de la belleza unica renacentista basada en la ciencia a las multiples bellezas del manierismo derivadas de la naturaleza Para los manieristas la belleza clasica era vacia sin alma contraponiendo una belleza espiritual onirica subjetiva no reglamentada resumida en la formula non so che no se que de Petrarca 66 Aparecio en el arte un nuevo componente de imaginacion reflejando tanto lo fantastico como lo grotesco como se puede percibir en la obra de Brueghel o Arcimboldo Era una epoca de escepticismo de relativismo de desorientacion originada por las nuevas teorias astronomicas Copernico Kepler donde el hombre ya no era el centro del universo En Francia Michel de Montaigne relativizo la verdad que resultaba inalcanzable en Espana Francisco Sanchez dudo del conocimiento humano mientras que Baltasar Gracian afirmo que la unica cosa que tenemos clara es el vacio 67 Giorgio Vasari en Vida de los mas excelentes arquitectos pintores y escultores italianos desde Cimabue hasta nuestros tiempos 1542 1550 inauguro la era de la historia del arte como historiografia poniendo especial enfasis en la progresion y el desarrollo del arte Miguel Angel fue el principal exponente de un nuevo concepto de la relacion entre el arte y la belleza asi como hasta entonces se habia defendido que el objetivo del arte era imitar la naturaleza siendo la belleza su resultado Miguel Angel planteo lo contrario que el unico objetivo del arte es la belleza y la imitacion de la naturaleza solo es un medio para llegar a ella 68 Uno de los principales innovadores en el campo de la estetica fue Gerolamo Cardano escritor filosofo y medico autor de De subtilitate 1550 que entre otros temas trato el arte y la belleza Cardano elaboro una teoria que relacionaba belleza con conocimiento al ser humano le resulta bello aquello que conoce aquello que percibe con la vista y el oido o que capta con la mente Para Cardano las cosas sencillas son mas bellas ya que son mas faciles de percibir las cosas complejas al ser de mas dificil captacion pueden llegar a desagradar Sin embargo cuando las cosas dificiles de captar por los sentidos o la razon que el denominaba subtilitas son aprehendidas por el ser humano pueden proporcionar un placer incluso mayor que las cosas sencillas Y asi como la belleza es mayor cuanto mas perceptible la sutilidad tambien incrementa cuanto es mas dificil de captar Lo sutil se relaciona con la rareza la dificultad lo oculto complejo prohibido e inasequible que seran las bases del arte manierista 69 Por otro lado Giordano Bruno prefiguro en sus teorias algunas de las ideas modernas sobre arte y belleza la creacion es infinita no hay centro ni limites ni Dios ni el hombre todo es movimiento dinamismo Para Bruno hay tantos artes como artistas surgiendo la idea de originalidad del artista El arte no tiene normas no se aprende sino que viene de la inspiracion Recogiendo el antiguo concepto de belleza como proporcion de las partes opinaba que la belleza no proviene de Dios pues este es unicidad En cambio encontro la belleza en la naturaleza y en las obras humanas especialmente el arte la funcion del cual es multiplicar la belleza Afirmo que la belleza eleva los sentimientos del hombre convirtiendolo en poeta y heroe Creia que la belleza no es unica sino multiple multiplex que es indefinida e indescriptible y que es relativa no hay una belleza absoluta Tambien creia que depende del estado de animo y que puede suscitar diversos sentimientos desde la atraccion y la complacencia hasta el amor 70 Nihil absolutum pulchrum sed ad aliquim pulchrum Nada es absolutamente bello sino que todo es bello en relacion con alguna cosa Giordano Bruno De vinculis in genere III 637 71 Barroco y racionalismo Editar Las tres Gracias de Peter Paul Rubens El barroco nota 16 fue un estilo heredero del escepticismo manierista que se vio reflejado en los autores de la epoca en un sentimiento de fatalidad de dramatismo El arte se volvio mas artificial mas recargado decorativo ornamentado destacando los efectos opticos el ilusionismo La belleza busco nuevas vias de expresion cobrando relevancia lo asombroso los efectos sorprendentes y surgiendo nuevos conceptos esteticos como ingenio perspicacia o agudeza nota 17 72 Se ponia enfasis en la conducta personal el aspecto exterior reflejando una actitud altiva elegante refinada exagerada que cobro el nombre de preciosite Cobro mas importancia el teatro fiel reflejo de este dramatismo y de la artificiosidad del arte destacando el teatro isabelino ingles Shakespeare Ben Jonson Robert Greene John Ford y los corrales de comedia espanoles Lope de Vega Calderon mientras que en Italia nacio la Commedia dell Arte teatro itinerante con personajes arquetipicos como Arlequin Colombina Pagliaccio Pantalone etc William Shakespeare presento en su obra diversos conceptos relacionados con el arte y la belleza afirmo que la belleza es el sentido de la vista siendo el ojo el juez de lo bello Trabajos de amor perdidos Sostuvo que la naturaleza es el principal modelo para el arte el arte es en si naturaleza Cuento de invierno es decir el arte como la naturaleza crea vida Pero ademas el arte puede superar a la naturaleza ya que tiene un componente adicional la imaginacion el arte ensena a la naturaleza Timon de Atenas Por su espiritualismo y emotividad asi como su preponderancia otorgada a la imaginacion se ha considerado a Shakespeare precursor de la estetica romantica 73 Oh cuanto mas bella parece la belleza con el dulce ornamento que le da la verdad William Shakespeare Sonetos LIV 74 Francis Bacon intento en De dignitate et argumentis scientiarum 1623 clasificar las ciencias y las letras segun tres productos del intelecto razon memoria e imaginacion de la razon vendria la ciencia de la memoria la historia y de la imaginacion la poesia Sin embargo relaciono las artes con los bienes corporales de los que existen cuatro salud belleza fuerza y placer de la salud se ocupa la medicina de la belleza la cosmetica de la fuerza el atletismo y del placer las artes hedonisticas artes voluptuarie Estas ultimas se organizan segun los sentidos la pintura con la vista y la musica con el oido Formulo una teoria historiosofica sobre la relacion de la sociedad con el arte en sociedades jovenes predominan las artes marciales en las maduras las liberales y en las decadentes las hedonisticas Tambien trato sobre la belleza que para el no tiene reglas no se circunscribe a canones o proporciones no hay ninguna belleza superior que no posea alguna rareza en las proporciones 75 Giovanni Pietro Bellori expuso en L idea del Pittore dello Scultore e dell Architetto scelta delle bellezze naturali superiore alla natura 1672 una teoria clasicista del arte que sin embargo le otorgaba una autonomia y una importancia de tal magnitud que sentaba en cierta medida las bases para el concepto moderno del arte Bellori se fundamentaba en conceptos anteriores de la belleza entendida como orden y proporcion pero partiendo de aqui afirmo que la belleza del arte es superior a la de la naturaleza y que el principio del arte no consiste en la imitacion sino en el reflejo de la idea Esta idea no es unica sino multiple hay una idea para cada ente y objeto creado y es evolutiva correspondiendo a cada era un ideal distinto de belleza Para Bellori las ideas provienen del Creador y los artistas al imitar a aquel primer artifice se forman a su vez en su intelecto un modelo de belleza superior de modo que al mirarlo enmiendan la natura 76 En Francia el siglo XVII fue el siglo de la razon filosofos y escritores como Descartes Racine Moliere y Malherbe representan una busqueda de la racionalizacion del pensamiento Al escepticismo manierista sucedio un racionalismo de raiz cientifica que sentaria las bases de la filosofia moderna Descartes en Discurso del Metodo 1637 intento encontrar una nueva via de razonamiento partiendo de premisas claras y empezando de cero cuando el camino se desvia como ocurria con el relativismo manierista Partio de la duda como metodo filosofico de la que desprendia la existencia del individuo mi duda soy yo dudando es decir pensando por tanto pienso luego existo cogito ergo sum 77 Para Descartes el arte esta fuera del conocimiento por lo que es dudoso oscuro Aunque no elaboro ninguna teoria estetica la obra epistemologica de Descartes y su busqueda de un metodo filosofico serian las bases de la estetica neoclasica nota 18 La filosofia cartesiana junto a la pervivencia del cientificismo aristotelico pusieron las bases de una estetica basada en la razon y en las normas de la naturaleza lo que se percibio en los diversos tratados sobre arte de la epoca Racine defendia la inspiracion como forma de encontrar soluciones nuevas a la obra de arte Charles Perrault dividio la belleza en clasica y arbitraria o artificial inventatio Charles Batteux en Las bellas artes reducidas a un unico principio 1746 establecio la concepcion actual de bellas artes separadas de las ciencias con un principio de imitacion imitatio 78 Por otro lado filosofos jansenistas como Pierre Nicole remarcaron el caracter subjetivo de la belleza en Delectus Epigrammaticus 1659 afirmo que la subjetividad y disparidad de juicios se debe a que estan basados en primeras impresiones cuyo criterio de lo bello es el placer Sin embargo percibe un caracter general en estas impresiones concluyendo que la razon debe poder superar la arbitrariedad de estos juicios iniciales Por su parte Blaise Pascal expuso en sus Pensamientos 1670 la imposibilidad de describir la belleza manifestando sin embargo que el deleite que provoca si es constatable como un fenomeno universal Para Pascal el ser humano tiene en su interior un modelo modele de belleza y le parecera bello todo cuanto se ajuste a ese modelo Para un moralista como Nicolas de Malebranche la belleza se encuentra en el alma afirmando que deberias saber que en tu alma se encuentra toda la belleza que percibes en el mundo Baruch Spinoza creia que la belleza no era una cualidad del objeto sino un efecto del sujeto que lo percibe manifestando en una carta de 1665 que no atribuyo a la naturaleza ni belleza ni fealdad ni orden ni desorden porque solo remitiendonos a nuestra imaginacion se puede decir que las cosas son bellas o feas ordenadas o desordenadas 79 En Alemania Gottfried Wilhelm Leibniz busco en Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano 1701 1709 una sintesis entre el racionalismo y el empirismo entre la razon y la sensacion Afirmaba que el hombre no tiene conocimientos racionales de la belleza lo cual no excluye que exista algun tipo de conocimiento de lo bello pues el conocimiento tiene varios grados El conocimiento de lo bello se basa en el gusto el cual puede emitir juicios axiologicos percibimos si algo es bello o no pero sin poder emitir una razon para ello sabemos que algo es bello pero no por que Para Leibniz el gusto es algo semejante al instinto Opinaba que la belleza no depende de la forma entendida como estatismo sino que esta inmersa en un flujo en un dinamismo es la unidad dentro de la variedad Relaciono la belleza con la virtud y la perfeccion siendo la contemplacion estetica una fase de un movimiento armonizador al que esta sujeto todo aquello que es imperfecto y tiende a la perfeccion 80 Empirismo Editar Analisis de la belleza de William Hogarth El empirismo desarrollado principalmente en el Reino Unido se opuso al racionalismo frances poniendo enfasis en las sensaciones en la experiencia sensible desarrollando notablemente la psicologia del arte Los empiristas defendian la subjetividad del gusto que debia librarse de reglas externas para ser eficazmente percibido por el individuo que es el que interpreta los juicios esteticos segun sus propios parametros de opinion Segun sus tesis la belleza no es inherente a las cosas sino que se encuentra en la mente del espectador que la interpreta de forma totalmente personal sentando asi las bases del relativismo estetico 81 Thomas Hobbes analizo en su Leviathan 1651 la imaginacion como un sentido decadente que es el que persiste en la memoria al desaparecer los estimulos sensoriales externos Esta imaginacion simple da paso a una imaginacion compuesta que es la relacion de imagenes simples que crean nuevas imagenes en nuestro cerebro Para Hobbes la belleza es todo aquello que con su aspecto nos promete el bien 82 La teoria de Hobbes sobre la asociacion de imagenes fue desarrollada por David Hume quien opinaba que estas sensaciones comportan representaciones creadas por el ser humano creando las ideas En Del criterio del gusto en Cuatro Disertaciones 1757 intento hallar estandares o patrones objetivos de gusto encontrandose con que los juicios esteticos estan condicionados por factores subjetivos determinados por la cultura edad y temperamento del individuo Para Hume la belleza es una experiencia agradable producida por la imagen que nos hacemos de esta En su Tratado de la naturaleza humana 1739 1740 reflejo una estetica utilitarista ya que la belleza es un medio la finalidad del cual seria el placer la satisfaccion 83 La belleza no es una cualidad de las cosas mismas existe tan solo en la mente del que las contempla y cada mente percibe una belleza distinta Puede incluso suceder que alguien perciba fealdad donde otro experimenta una sensacion de belleza y cada uno deberia conformarse con su sensacion sin pretender regular la de los demas David Hume Ensayos morales politicos y literarios 84 Joseph Addison en Los placeres de la imaginacion 1712 introdujo el gusto por cosas que estimulan la imaginacion ligado a la estetica de lo sublime Distinguio tres cualidades esteticas principales grandeza sublimidad singularidad novedad y belleza Tambien creo una nueva categoria lo pintoresco aquel estimulo visual que aporta una sensacion tal de perfeccion que pensamos que deberia ser inmortalizado en un cuadro Addison relaciono la belleza con la pasion desligandola de la razon la belleza nos afecta de forma inmediata e instantanea como un golpe actuando de forma mas rapida que la razon por lo que es mas poderosa Tomo el concepto de lo sublime esbozado por el Pseudo Longino en el siglo III a traves del Tratado de lo sublime o de las maravillas en la oratoria de Nicolas Boileau Despreaux y lo elevo de categoria retorica a general trasladandolo del lenguaje a la imagen 85 Francis Hutcheson en Indagacion sobre el origen de nuestras ideas sobre la belleza y la virtud 1725 describio la belleza como una facultad capaz de suscitar ideas de lo bello partiendo de cualidades fisicas que las provocan La belleza no proviene de juicios intelectuales o reflexivos sino que la percibimos cuando presenta una mezcla adecuada de uniformidad y variedad El concepto de armonia esta en la naturaleza del sujeto que es el que aprecia lo uniforme en la variedad 86 El conde de Shaftesbury de la escuela neoplatonica de Cambridge identificaba etica y estetica afirmando que bueno y bello son un mismo concepto En Caracteristicas de los hombres las costumbres las opiniones las epocas 1732 definio la apreciacion de la belleza como un sentido innato al ser humano que le produce placer en su relacion con el mundo 87 La belleza es el primer paso del amor como en Ficino en un proceso gradual teleologico que va de la belleza material a la espiritual Shaftesbury manifesto que la sensibilidad es estimulada por la imaginacion hablando de entusiasmo que es un estado exaltado que eleva el espiritu propio de los genios Planteo un tipo de gusto basado en esta sensibilidad entusiasta que es innata natural aunque se puede educar Para Shaftesbury el gusto es una aristocracia del sentido una discriminacion de las sensaciones Identifico el gusto con la conciencia moral para mejorar el espiritu humano lo que conduce igualmente al bienestar social ya que produce una concordancia entre los sentidos y la razon En arte lo importante es el equilibrio el conjunto unitario siguiendo el concepto de concinnitas de Alberti relacionando arte y naturaleza productos ambos de la armonia del universo 88 Edmund Burke en Indagaciones filosoficas sobre el origen de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime 1757 retomo la teoria de Shaftesbury de la simpatia como identificacion emocional La belleza no se relaciona con ideas abstractas sino con el sentimiento Se opuso a la belleza como proporcion destacando nuevas cualidades como la pequenez la delicadeza la variedad la pureza la elegancia etc 89 El gusto como la belleza es una experiencia gradual que se puede educar pero que no se puede reducir a una medida reglamentada Para Burke el arte es una manifestacion del sentimiento que produce placer Estudio igualmente lo sublime que describio como un temor controlado que atrae al alma presente en cualidades como la inmensidad el infinito el vacio la soledad el silencio etc Burke califico la belleza como amor sin deseo y lo sublime como asombro sin peligro Asi creo una estetica fisiologica ya que para Burke la belleza provoca amor y lo sublime temor que pueden sentirse como reales 90 Tambien introdujo la categoria de lo patetico emocion igualable al placer como sentimiento que proviene de experiencias como la oscuridad el infinito la tormenta el terror etc Estos sentimientos producen una purgacion recogiendo de nuevo la teoria de la catarsis de Aristoteles Ilustracion Editar Extracto de la portada de la Enciclopedia 1772 cargado de simbolismo la figura del centro representa la verdad rodeada por una brillante luz el simbolo central de la iluminacion dos figuras situadas a la derecha la razon y la filosofia estan rasgando el velo que cubre la verdad El siglo XVIII se fundamento sobre una doble tendencia el racionalismo cartesiano frances que dio una estetica normativa reglamentada lo que se reflejo en la aparicion de las academias y el empirismo ingles que ofrecia una estetica mas imaginativa El arte tambien oscilo entre la exuberancia tardobarroca del rococo y la sobriedad neoclasicista entre la artificiosidad y el naturalismo Comenzo a producirse cierta autonomia del hecho artistico el arte se alejo de la religion y de la representacion del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista centrandose mas en las cualidades sensibles de la obra que no en su significado 91 La Ilustracion supuso el paso de una razon normativa a una critica donde el conocimiento es un proceso continuo en transformacion El principal proyecto ilustrado fue la Enciclopedia intento de sintesis del conocimiento universal bajo la direccion de Diderot y D Alembert 92 La estetica ilustrada se centro en cuestiones fisiologicas del hombre haciendo una estetica de los sentimientos Yves Marie Andre distinguio en Ensayo sobre lo bello 1715 tres clases de belleza esencial que es objetiva al estar por encima de cualquier consideracion humana natural igualmente objetiva pero a nivel humano aunque ajena a opiniones de gusto y arbitraria que es subjetiva y relativa 93 Jean Baptiste Dubos en Reflexiones criticas sobre la poesia y la pintura 1719 abrio el camino hacia la relatividad del gusto razonando que la estetica no viene dada por la razon sino por los sentimientos Para Dubos el arte conmueve llega al espiritu de una forma mas directa e inmediata que el conocimiento racional Hizo una democratizacion del gusto oponiendose a la reglamentacion academica Dubos introdujo la figura del genio como atributo dado por la naturaleza que esta mas alla de las reglas Voltaire tambien defendio la relatividad del gusto aunque consideraba este un producto de la educacion orientandose hacia un gusto universal racionalizado Por su parte Etienne Bonnot de Condillac expuso en su Tratado de las sensaciones 1754 que la conciencia humana y por tanto el conocimiento es la suma de los cinco sentidos 94 Denis Diderot considerado el primer critico de arte moderno por sus comentarios sobre las obras de arte de los salones parisinos 95 definio la belleza como la percepcion de las relaciones dependiente de la vision personal negando una belleza absoluta normativa Su estetica fluctuaba entre una busqueda de reglas racionales y un sensualismo de valores subjetivos basandose en las sensaciones las emociones Hablo tambien de la genialidad que es un don de la naturaleza el genio es un hombre que lleva las pasiones hasta sus limites sin romperlos La teoria de Diderot es el origen del concepto romantico de genio Jean Jacques Rousseau culmino la estetica del sentimiento en Discurso sobre las ciencias y las artes 1750 identifico la belleza con el orden natural la armonia de la totalidad recogiendo el concepto aristotelico Relaciono belleza y bondad que son reflejos de la naturaleza Para Rousseau el hombre es bueno de forma natural defendiendo la vuelta a la naturaleza 96 En cambio el marques de Sade defendio el individualismo y el sensualismo propugnando el aislamiento del hombre sin orden social Estudio las pasiones los sentidos defendiendo una moral basada en la soledad del ego sin reglas sin normas Giovanni Giacomo Casanova tambien hizo una filosofia del individuo de las pasiones defendiendo una moral epicurea y creando un panteismo materialista donde la materia esta en continua transformacion Portada de la Aesthetica 1750 de Alexander Gottlieb Baumgarten En Alemania la Ilustracion Aufklarung fue heredera del racionalismo y de la obra de Leibniz y Wolff Alexander Gottlieb Baumgarten en su obra Reflexiones filosoficas acerca de la poesia 1735 y mas tarde en su Aesthetica 1750 fue el creador del termino estetica y de su concepcion como disciplina filosofica Baumgarten se fijo en los clasicos Platon Aristoteles y en los Padres de la Iglesia distinguiendo entre cosas conocidas noeta y cosas percibidas aistheta las conocidas vienen de la logica y las percibidas de los sentidos Sistematizo la estetica como ciencia especial definio su propio objeto de estudio e integro los conocimientos sensibles dentro de la filosofia de la epoca Distinguio la logica como una gnoseologia superior y la estetica como una gnoseologia inferior Baumgarten hizo una division en la facultad cognitiva pensamiento claro logica y oscuro estetica La logica tiende a la abstraccion actua por representaciones abstractas de la mente mientras que la estetica es concreta por representaciones sensibles la logica crea conceptos la estetica tiene en cuenta el objeto la logica actua por signos convencionales palabras la estetica no se puede comunicar las sensaciones no son traducibles en palabras La comunicacion en estetica se efectua por simpatia compartiendo estados de animo que se han vivido reciprocamente 97 Johann Joachim Winckelmann es considerado el padre de la historiografia del arte creando una metodologia cientifica para la clasificacion de las artes y basando la historia del arte en una teoria estetica de influencia neoplatonica la belleza es el resultado de una materializacion de la idea Gran admirador de la cultura griega afirmo que en la Grecia antigua se dio la belleza perfecta generando un mito sobre la perfeccion de la belleza clasica que aun condiciona la percepcion del arte hoy dia En Reflexion sobre la imitacion de las obras de arte griegas 1755 afirmo que los griegos llegaron a un estado de perfeccion total en la imitacion de la naturaleza por lo que nosotros solo podemos imitar a los griegos Asimismo relaciono el arte con las etapas de la vida humana infancia madurez vejez estableciendo una evolucion del arte en tres estilos arcaico clasico y helenistico 98 Gotthold Ephraim Lessing rechazo la idea de perfeccion de Winckelmann afirmando que no puede haber un concepto de perfeccion universal para todas las epocas y todas las artes En el Laocoonte 1766 aunque no rechazo la posibilidad de hallar un sistema que relacione todas las artes critico las analogias absolutas como la formula horaciana ut pictura poesis la pintura como la poesia una de las bases de la teoria humanista del arte 99 Para Lessing el medio que utiliza el arte son los signos Zeichen que frecuentemente son la base de la imitacion La pintura y la poesia examinadas en sus contextos imitativos son distintas la pintura resulta adecuada para la representacion de cualidades sensoriales tangibles pudiendo tan solo evocar elementos argumentativos en cambio la poesia realiza el proceso inverso 100 Solo quisiera dar el nombre de obras de arte a aquellas en las que el artista se ha podido manifestar como tal es decir aquellas en las que la belleza ha sido para el su primera y ultima intencion Gotthold Ephraim Lessing Laocoonte 101 Johann Gottfried Herder fue uno de los precursores del romanticismo defendiendo la idea de una humanidad unida y sometida a evolucion que queria estudiar a traves de una historia del alma humana En Silvas criticas o bien observaciones sobre la ciencia del arte y de lo bello 1769 desarrollo una estetica psicologica individualista que destacaba la sensibilidad y la experiencia individual sobre las abstracciones holisticas de la estetica racionalista Herder vinculaba las artes con los sentidos la vista con la pintura la musica con el oido y el tacto con la escultura en cambio la poesia se dirige directamente al alma individual Seele como centro de fuerza Kraft del ser humano Asimismo en Cartas sobre Ossian 1773 esbozo una estetica anticlasicista encontrando los autenticos valores del arte en la expresividad primitiva en los lenguajes nacionales y la cultura popular teoria que influiria en la literatura romantica 102 Idealismo Editar Immanuel Kant El idealismo aleman heredero del racionalismo y la Aufklarung alemana esto es de la escuela de Leibniz y Wolff fue la corriente filosofica dominante en Alemania aproximadamente desde la decada de 1780 a la de 1830 cuyos principales representantes fueron partiendo de la discusion con el idealismo trascendental de Kant a quien a menudo pero no siempre se cuenta dentro del idealismo aleman Fichte Schelling y Hegel 103 A menudo definido por oposicion al realismo el idealismo gnoseologicamente es la doctrina segun la cual el conocimiento no se refiere a cosas en si en sentido absoluto o trascendente sino que condicionado por el sujeto nunca deja de consistir en contenidos mentales o intelectuales a su vez el idealismo metafisico es la posicion filosofica segun la cual todo lo verdaderamente real es solo de esencia ideal y espiritual 104 105 Segun Ferrater Mora una caracteristica comun del idealismo postkantiano a pesar de su diversidad es el prescindir de la cosa en si que retenia todavia el idealismo kantiano equiparando asi el mundo con la representacion del mundo 106 Kant Editar Immanuel Kant por la sistematizacion a la que sometio a la recien nacida ciencia estetica puede ser considerado el padre de la estetica contemporanea Una de sus primeras incursiones en la materia fue Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime 1764 pero su principal aportacion a la estetica la realizo en Critica del juicio 1790 cuya primera mitad trata principalmente del juicio de gusto y donde investiga la aspiracion a la validez universal en los juicios sobre belleza y sublimidad partiendo de la premisa de su original subjetividad su evidente particularidad para cada individuo 107 La principal influencia en el terreno de la estetica la recibio Kant del empirismo ingles especialmente de Burke cuyo sensualismo le hizo abandonar el intelectualismo que habia heredado de Leibniz y Wolff En Critica del juicio pretendio resolver la antinomia presente en las dos teorias predominantes y aparentemente opuestas esbozadas hasta entonces el gusto como un proceso del intelecto y sujeto a criterios cientificos o el gusto como sentimiento de origen subjetivo y arbitrario Kant realiza un intento de sintesis reconociendo el gusto como un producto de los sentidos y los sentimientos y por ende subjetivo pero destacando la tendencia a la universalidad racional que se manifiesta en el Como senalo Victor Basch en Ensayo critico sobre la estetica de Kant junto al imperativo categorico moral Kant pone el imperativo estetico juzga lo bello de tal modo que tu juicio pueda ser universal y necesario 108 Para Kant el juicio de gusto pone en juego el entendimiento y la imaginacion en una relacion de armonia Encontramos en las formas bellas una finalidad pero no concreta el arte es necesario pero no sabemos para que Kant se planteo la pregunta de que es lo que hace que nos guste una obra de arte denominandolo facultad de presentar ideas esteticas que es la capacidad que tiene la forma bella en el arte Es aquella representacion de la imaginacion que nos hace pensar pero sin que ningun pensamiento le sea adecuado ningun lenguaje puede expresarlo ni hacerlo inteligible Las ideas esteticas de Kant no implican un conocimiento racional muchas veces son ideas que no podemos expresar con palabras Para Kant el arte no viene de aquello que representa lo representativo lleva a lo significativo pero si lo aplicamos al arte invertimos el proceso de conocimiento de la razon a lo sensible Por tanto el arte no ha de representar necesariamente la realidad 109 Afirmaba Kant que la estetica es una paradoja es la conceptualidad sin concepto la finalidad sin fin por tanto separo conocimiento racional y estetica porque esta no tiene concepto 110 Para Kant es bello aquello que sin concepto gusta universalmente rompiendo la idea de la perfeccion interna de la belleza las cosas no son bellas en si mismas sino por su impresion en nosotros La universalidad del juicio estetico proviene de un estado suprasensible comun a la naturaleza humana asi la subjetividad estetica al ser comun propicia una cierta objetividad basada en leyes naturales aunque no conocemos su procedencia Las ideas esteticas excitan el pensamiento sin un conocimiento conceptual Al separar la estetica del conocimiento racional Kant otorgo a esta una base de autonomia poniendo los cimientos de la estetica contemporanea 111 En Critica del juicio tambien sistematizo la categoria estetica de lo sublime Para Kant lo sublime es el exceso el desbordamiento asi como la belleza es la forma contenida limitada humana lo sublime desborda la forma se dirige al infinito La belleza comporta gusto lo sublime atraccion La sublimidad es el punto donde la belleza pierde las formas es el superlativo de la belleza Lo sublime es lo absolutamente grande aquello que del infinito somos capaces de imaginar Es lo que gusta inmediatamente por la resistencia que opone al interes de los sentidos la cual evoca en nosotros las ideas practicas morales en comparacion con las cuales es pequeno cualquier objeto de la naturaleza por grande que sea 112 Kant distinguio un sublime matematico de la magnitud y otro dinamico de la fuerza el matematico se opone a la comprension mientras que el dinamico puede amenazar nuestra integridad fisica por ejemplo una tormenta de mar 113 Una belleza de la naturaleza es una cosa bella la belleza artistica es una bella representacion de una cosa Immanuel Kant Critica del juicio 48 114 Schiller Fichte y Schelling Editar Johann Christoph Friedrich Schiller Para Johann Christoph Friedrich Schiller la belleza es el objetivo de toda actividad humana en la que se reunen una facultad teorica y otra practica En la estetica se reunen estas dos facultades dando una tercera la de juego que es una alternancia teorica practica en una armonia belleza de caracter etico En Cartas para la educacion estetica del hombre 1795 distinguio en el ser humano tres facultades que denomino impulsos un impulso material Stofftrieb otro formal Formtrieb y el de juego Spieltrieb conjuncion de los otros dos 115 El impulso de juego es el hombre estetico el hombre equilibrado que da a su impulso formal una especie de vitalidad es el que piensa conoce pero tambien sabe vivir disfrutar de los sentidos La actitud estetica contribuye al bienestar del hombre en la sociedad Partiendo de la idea de Kant de que la belleza es intermediaria entre lo sensible y lo inteligible Schiller manifesto que la belleza es un reflejo de lo natural es un estado de armonia donde el sentimiento se corresponde con la ley sin sacrificar la pasion En la belleza todo es moral es un estado de perfeccion La belleza eleva del mundo sensible y conduce a un estado de gracia 116 Schiller tambien hablo de lo sublime en el que distinguio tres fases sublime contemplativo el sujeto se enfrenta al objeto que es superior a su capacidad sublime patetico donde peligra la integridad fisica y superacion de lo sublime en que el hombre vence moralmente porque es superior intelectualmente Johann Gottlieb Fichte puso las bases del pensamiento individualista romantico de donde surgiria la figura del genio como espiritu exaltado En Teoria de la ciencia 1794 intento establecer una doctrina sobre el saber humano las formas teoricas de la razon Para Fichte el conocimiento viene del yo que es un yo absoluto metafisico un principio creador subjetivo la autoactividad del espiritu Asi Fichte nego la realidad exterior ya que lo unico real es el yo lo de fuera es incognoscible 117 Fichte introdujo la estetica kantiana en el seno del romanticismo aunque solo trato de temas esteticos de forma indirecta en algunas de sus obras como Sobre el espiritu y la letra de la filosofia 1795 y El destino del sabio 1811 Segun Fichte tanto en el terreno de la filosofia como en el arte es el espiritu el que a traves de la imaginacion produce obras singulares cuyo origen no es practico ni teorico sino estetico Asimismo otorga al arte una funcion profetica antano reservada a videntes religiosos y lideres espirituales y ahora desempenada por poetas y artistas en los que se revela el espiritu de forma original y espontanea y cuya obra esta destinada a la educacion de la humanidad 118 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling recogiendo el concepto del yo de Fichte defendio el individualismo el ser absoluto investigando la relacion entre el yo y el no yo objeto y sujeto Identifico la libertad con el yo absoluto la accion del yo es una lucha contra el infinito donde el hombre siempre sera derrotado En Sistema del idealismo trascendental 1800 expreso una filosofia de la naturaleza que es un espiritu en evolucion que identifica con el yo Cuando el hombre esta en contradiccion con el mundo exterior es cuando comienza la filosofia que es un intermediario entre el hombre y la naturaleza esta escision se supera con la poesia Schelling acepto una intuicion intelectual sobre la reflexion pero sobre esta hay una intuicion estetica propia del genio Este momento es el de la unificacion entre el consciente y el inconsciente lo objetivo y lo subjetivo que solo se produce en el arte por tanto la filosofia debe volver a la poesia Para Schelling el espiritu tiene tres fases conocimiento intelecto accion voluntad y arte genio 119 Schelling fue el primer filosofo desde Plotino en hacer del arte y la belleza la culminacion de todo un sistema filosofico en Filosofia del arte lecciones dadas entre 1802 y 1803 pero publicadas en 1859 expuso que el arte es el medio a traves del cual se expresan las infinitas ideas que provienen de las distintas potencias presentes en la identidad absoluta que es el yo y que se materializan de forma finita siendo el principal vehiculo de revelacion de lo absoluto Asi para Schelling el arte es una representacion finita de lo infinito Esta teoria se halla igualmente en su obra Sobre la relacion entre las artes plasticas y la naturaleza 1807 120 Hegel Editar Georg Wilhelm Friedrich Hegel Asi como Fichte representa el idealismo subjetivo y Schelling el idealismo objetivo Georg Wilhelm Friedrich Hegel representa el idealismo absoluto estableciendo un saber absoluto previo a todo conocimiento formado por ideas articuladas La naturaleza es la manifestacion la exteriorizacion de la idea Hegel opinaba que el conocimiento avanza a traves de la confrontacion de opuestos la dialectica se basa en el movimiento tesis antitesis sintesis Siguiendo a Heraclito afirmo que todo esta en movimiento por lo que es mas importante el tiempo que el espacio dando gran importancia al devenir historico Hegel fue el introductor del relativismo historico ya que para el toda epoca tiene sus reglas y su verdad Para Hegel la Historia es el progreso del espiritu creando en Fenomenologia del espiritu 1807 un sistema donde a la logica sucede la filosofia de la naturaleza y a esta la filosofia del espiritu que divide en tres conceptos espiritu subjetivo antropologia fenomenologia y psicologia espiritu objetivo derecho moral y etica y espiritu absoluto arte religion y filosofia 121 Asimismo influido por Winckelmann tomo su concepto de que la belleza es la materializacion de la idea para Hegel el espiritu se forma en el pensamiento pero este es capaz de alienarse proyectandose al exterior a traves del arte Asi el arte es el resultado de una alienacion Entaussernung del pensamiento humano que tambien se puede producir a traves de la filosofia y la religion de forma gradual dando las tres etapas del espiritu humano En Estetica 1835 1838 Hegel afirmo que la belleza en arte es resultado de la idea que ha tomado forma la idea platonica como perfeccion absoluta la idea se refleja en la belleza artistica 122 Tomando las etapas del arte establecidas por Winckelmann establecio tres formas de manifestacion artistica arte simbolico clasico y romantico que se relacionan con tres formas diferentes de arte tres estadios de evolucion historica y tres maneras distintas de tomar forma la idea Arte Historia Idea FormaSimbolico Infancia Desajuste ArquitecturaClasico Madurez Ajuste EsculturaRomantico Vejez Desbordamiento Pintura musica y poesia En la idea primero hay una relacion de desajuste donde la idea no encuentra forma despues es de ajuste cuando la idea se ajusta a la forma por ultimo en el desbordamiento la idea sobrepasa la forma tiende al infinito En la evolucion historica equiparo infancia con el arte prehistorico antiguo y oriental madurez con el arte griego y romano y vejez con el arte cristiano En cuanto a la forma la arquitectura forma monumental es un arte tectonico depende de la materia de pesos medidas etc la escultura forma antropomorfica depende mas de la forma volumetrica por lo que se acerca mas al hombre la pintura musica y poesia formas suprasensibles son la etapa mas espiritual mas desmaterializada La creacion artistica no ha de ser una mimesis sino un proceso de libertad espiritual En su evolucion cuando el artista llega a su limite se van perdiendo las formas sensibles el arte se vuelve mas conceptual y reflexivo al final de este proceso se produce la muerte del arte nota 19 123 Tengo la certeza de que el supremo acto de la razon aquel en que esta comprende la totalidad de las ideas es un acto estetico y que verdad y bondad estan intimamente fundidas tan solo en la belleza Georg Wilhelm Friedrich Hegel Dialogo sobre la poesia 124 Siglo XIX EditarEntre finales del siglo XVIII y principios del XIX se sentaron las bases de la sociedad contemporanea marcada en el terreno politico por el fin del absolutismo y la instauracion de gobiernos democraticos impulso iniciado con la Revolucion francesa y en lo economico por la Revolucion industrial y el afianzamiento del capitalismo que tendria respuesta en el marxismo y la lucha de clases La ciencia tuvo un gran impulso con una nueva actitud de conocimiento empirico que generaria el positivismo La filosofia influyo cada vez mas en la sociedad con la difusion de las ideas entre un numero cada vez mayor de publico proceso iniciado en la Ilustracion y propiciado por el aumento progresivo de medios de comunicacion que supusieron una universalizacion de la cultura 125 Romanticismo Editar El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich representacion arquetipica de lo sublime romantico El romanticismo surgio en Alemania a finales del siglo XVIII con el movimiento denominado Sturm und Drang pasando posteriormente a otros paises asi como paso igualmente de la literatura al resto de las artes nota 20 Filosoficamente era heredero del idealismo en especial de las teorias formuladas por Kant Los romanticos tenian la idea de un arte que surge espontaneamente del individuo destacando la figura del genio el arte es la expresion de las emociones del artista 126 Exaltaban la naturaleza el individualismo el sentimiento la pasion Esta nueva vision sentimental del arte y la belleza conllevaba el gusto por formas intimas y subjetivas de expresion como lo sublime que cobro gran relevancia en el romanticismo nota 21 Tambien se otorgo un nuevo enfoque a lo oscuro lo tenebroso lo irracional que para los romanticos era tan valido como lo racional y luminoso Partiendo de la critica de Rousseau a la civilizacion el concepto de belleza se alejo de canones clasicos reivindicando la belleza ambigua que acepta aspectos como lo grotesco y lo macabro que no suponen la negacion de la belleza sino su otra cara 127 Se valoro la cultura clasica pero con una nueva sensibilidad valorando lo antiguo lo primigenio como expresion de la infancia de la humanidad Tambien se revalorizo la Edad Media como epoca de grandes gestas individuales en paralelo a un renacer de los sentimientos nacionalistas El nuevo gusto romantico tenia especial predileccion por la ruina por lugares que expresan imperfeccion desgarramiento pero a la vez evocan un espacio espiritual de recogimiento interior 128 Johann Wolfgang von Goethe es uno de los autores que mas ayudaron a crear la imagen del personaje tragico romantico Werther Fausto Una de las caracteristicas de su obra es la busqueda del equilibrio de elementos contrarios lo fugaz y lo perdurable la accion y la contencion la imaginacion y la razon la pasion y el equilibrio Para Goethe la belleza es la manifestacion de las leyes secretas de la naturaleza El arte es una expresion moral de aquello que es natural identificando etica estetica y naturaleza con un sentimiento panteista de la naturaleza cercano a Giordano Bruno y Baruch Spinoza 129 Johann Christian Friedrich Holderlin defendio la primacia del yo aunque el suyo no es un yo absoluto como el de Fichte sino un yo individual natural Intento trascender los limites de Kant aglutinando lo sensible y lo inteligible en el arte Defendia la autosuficiencia del espiritu la unificacion del bien y la belleza a traves de una filosofia estetica que tendria su medio de expresion en la poesia Contrapuso logos filosofia y mythos poesia la poesia es la antinomia el lugar donde se reconcilian los contrarios Para Holderlin la unidad esta en la belleza artistica la belleza se manifiesta en el arte aunque es fugaz una impresion pasajera En Hiperion 1797 1799 manifesto el deseo de ser uno con el todo con la naturaleza en una especie de panteismo estetico La suya era una filosofia de la fugacidad con influencia de Heraclito la juventud se escapa el amor huye todo se mueve y cambia en una nostalgia de lo perdido En La muerte de Empedocles 1797 1800 hablo del genio que es contradiccion donde se aglutinan la filosofia y la poesia Buscaba lo eterno el infinito que no encontraba lo eterno es la muerte la union con la tierra 130 La pesadilla de Johann Heinrich Fussli Los romanticos se sentian atraidos por el terror lo nocturno lo demoniaco Novalis tambien se circunscribio a esa busqueda imposible del infinito afirmando que el hombre solo encuentra cosas finitas lo que lo sumerge en un estado de insatisfaccion continua Identificaba poesia y religion una religion mistica panteista en el sentido de religio religar elementos de conocimiento de la naturaleza y del hombre El poeta busca los secretos de la naturaleza en un ideal inalcanzable un viaje eterno donde lo importante es el viaje no la meta Novalis reclamo la contemplacion poetica frente al materialismo defendiendo la intuicion la imaginacion Planteo un idealismo magico una doctrina filosofica que mezclaba ciencia magia poesia y filosofia Para Novalis el pensamiento es un sueno del sentimiento investigando el inconsciente el consciente involuntario el interior del hombre 131 Friedrich von Schlegel como Novalis ambos pertenecientes al grupo de Jena elaboro una poesia de la poesia una poesia que reflexiona sobre si misma Por eso desarrollaron la critica haciendo una critica artistica poesia del arte En la revista Athenaum editada por el grupo de Jena surgieron las primeras manifestaciones de la autonomia del arte ligado a la naturaleza en la obra de arte se encuentran el interior del artista y su propio lenguaje natural En Dialogo sobre la poesia 1800 Schlegel defendio la poesia orientada hacia la naturaleza donde el poeta aparece como un demiurgo un interprete entre el hombre y la naturaleza Destaco la actividad creadora libre tanto en poesia como en pintura En Lucinda 1799 propuso una union de lo masculino y lo femenino en un ideal androgino Defendia la libertad sexual asi como el inconsciente e introdujo conceptos como lo interesante la ironia y el fragmento donde se manifiesta el yo de forma libre 132 Wilhelm Heinrich Wackenroder representa el romanticismo mistico en Desahogos de un monje amante del arte 1796 expreso un concepto ideal de la pintura centrado en los maestros del Renacimiento que culmina en Rafael y Durero Para Wackenroder Dios se comunica con el hombre a traves de oscuros sentimientos que se transmiten por dos vias la naturaleza y el arte Asi el arte es un lenguaje cifrado de Dios que representa lo invisible en lo visible es decir en la belleza 133 En contrapartida Johann Ludwig Tieck representa el romanticismo nihilista en Almansur 1791 describio el mundo fisico como una ilusion y la moral como algo esteril como un intento futil de la accion etica del individuo sea hacia la virtud sea hacia el pecado Asi al hombre solo le queda disfrutar de la vida de forma estetica y armoniosa cuyo unico fin es la belleza 134 Un intento de combinar ambas posturas fue el de E T A Hoffmann que representa fielmente la dicotomia del alma faustica alemana en sus cuentos el artista esta caracterizado por dos rasgos esenciales la alienacion y el desgarramiento Por un lado el artista esta alienado en el mundo que lo envuelve que no le permite trascender al mundo ideal perfecto que este ansia por otro esta desgarrado en su interior al considerar el yo como lugar de union entre el artista y su mundo ideal La unica liberacion para el artista es la muerte o la locura Para Hoffmann el arte es catartico una cura del dolor y la desesperacion Sintetizo lo comico y lo tragico provenientes ambos de un mismo principio cuya esencia es la ironia el sentido del humor 135 En Gran Bretana los estudios esteticos pasaron del analisis del objeto artistico o de su percepcion por el espectador que habia centrado la investigacion estetica dieciochesca al estudio del artista como creador como sujeto activo Asi se percibe en la obra de William Blake William Wordsworth Percy Shelley y John Keats 136 Wordsworth en Baladas liricas 1802 expuso que la poesia es ante todo expresion del sentimiento siendo el poeta un catalizador de los sentimientos humanos Se opuso a la idea aristotelica del arte como imitacion defendiendo la inspiracion como proceso creativo que refleja el mundo a traves de la impresion que de el tiene el artista en su interior Shelley influido por la teoria hipostatica de Plotino creia que el poeta era capaz con su arte de fundirse con la belleza ideal con una entidad superior que denominaba el Unico un poeta participa de lo eterno lo infinito y del Unico 137 William Blake creo una original teoria segun la cual el entendimiento la esfera mental superior desde Platon estaba al mismo nivel que los sentidos considerados hasta entonces inferiores otorgando en cambio una posicion superior a estos dos a la imaginacion que para el es la unica actividad mental que conduce a la verdad La imaginacion conduce al mundo extrasensorial al que solo se accede a traves de la revelacion de la comunion con lo divino Por otro lado Samuel Taylor Coleridge distinguio en su Biographia Literaria 1817 entre imaginacion y fantasia la fantasia es un modo de memoria que crea asociaciones entre los datos obtenidos a traves de los sentidos en cambio la imaginacion es la facultad unificadora que elabora los datos sensoriales convirtiendolos en un producto completamente nuevo La imaginacion es capaz de captar la verdad de revelar los misterios de la naturaleza de forma distinta y quiza superior al intelecto 138 Saturno devorando a un hijo de Francisco de Goya La Estetica de lo feo 1853 de Johann Karl Friedrich Rosenkranz introdujo la fealdad como categoria estetica En Francia Victor Hugo expuso en el prefacio de Cromwell 1827 uno de los sellos distintivos del espiritu romantico la melancolia un sentimiento que es mas que la gravedad y menos que la tristeza y que se ha desarrollado en el hombre moderno por influencia del cristianismo que ha conferido un sentido mas humano y relativo a las ideas de perfeccion y belleza donde lo feo existe al lado de lo bello lo deforme cerca de lo gracioso lo grotesco en el reverso de lo sublime el mal con el bien la sombra con la luz 139 Por su parte Stendhal se desmarco de la estetica universalizadora ilustrada para remarcar de nuevo el relativismo del juicio estetico basado en el hedonismo la belleza es mi placer sensible que no tiene criterios objetivos sino que es voluble y caprichoso Influido por Hobbes afirmo que la belleza es una promesa de felicidad 140 Ademas de estos autores ciertos teoricos formados en el romanticismo pero que se distanciaron del racionalismo metafisico comenzaron a tener teorias mas escepticas centradas en los problemas del individuo Karl Wilhelm Ferdinand Solger puso enfasis en la negatividad del arte en el arte la idea se revela como proceso dialectico a traves de su negacion proceso por el que accede del objeto a su representacion Para Solger la experiencia estetica representa el fracaso de la reconciliacion entre finito e infinito Igualmente Friedrich Theodor Vischer en Estetica o ciencia de lo bello 1846 1857 acude a Hegel para mostrar que el arte es la dicotomia entre una idea y su manifestacion siendo la negacion de la idea el proceso originador de la experiencia estetica 141 Johann Karl Friedrich Rosenkranz en Estetica de lo feo 1853 siguiendo igualmente el sistema dialectico hegeliano introdujo la fealdad como categoria estetica establecio la belleza como tesis y la fealdad como antitesis dando como sintesis la risa lo feo queda anulado por lo comico Lo feo no existe en si mismo sino en contraste con lo bello Afirma que lo feo es relativo mientras que lo bello es absoluto asi lo feo lo negativo estetico se supera desde dentro igual que el mal se devora a si mismo De igual forma sistematizo las categorias de lo feo deformidad incorreccion y desfiguracion 142 No es dificil entender que lo feo como concepto relativo solo es comprensible en relacion con otro concepto Este otro concepto es el de lo bello lo feo solo existe porque existe lo bello que constituye su presupuesto positivo Si no existiera lo bello no existiria de ningun modo lo feo porque solo existe en cuanto negacion de aquello Johann Karl Friedrich Rosenkranz Estetica de lo feo 143 Kierkegaard Schopenhauer y Wagner Editar Arthur Schopenhauer Soren Kierkegaard precursor del existencialismo defendio el individualismo el subjetivismo Para Kierkegaard la vida es un devenir absurdo el hombre es lanzado al mundo esta separado escindido tanto de la colectividad como de la divinidad Planteo dos estados de la vida el seductor estetica y el asceta etica El asceta es el que vive en repeticion en la fe la busqueda de Dios que sin embargo no halla ya que la religion es una ilusion En cambio el esteta es aquel que solo vive el instante en un reino de ilusion de apariencia que produce insatisfaccion Kierkegaard encuentra aqui la paradoja del hombre que vive una vida estetica solo le satisface la insatisfaccion esta inmerso en un circulo del que no puede salir Por tanto la desesperacion es la forma a priori de la vida estetica ya que el esteta no encuentra lo que anhela en el mundo circundante En su forma suprema esa desesperacion es la melancolia el histerismo del espiritu donde este no encuentra su camino se ve vacio y agotado la melancolia es la desesperacion vivida esteticamente Para superar este estadio hace falta un salto cuando el esteta identifica el sentido de la existencia con su propia autodestruccion cuando las contradicciones de la vida estetica se revelan en el estadio de la fe 144 Arthur Schopenhauer trato temas de estetica en su principal obra El mundo como voluntad y representacion 1819 especialmente su tercer libro dedicado a la teoria del arte Para Schopenhauer el mundo es una representacion una red de fenomenos que es el velo de Maya engano y apariencia ordenado conforme al espacio el tiempo y la causalidad 145 Pero hay un sustrato no fenomenico no sujeto al espacio ni al tiempo y que ademas es libre la voluntad que Schopenhauer identifica como la cosa en si kantiana El hombre tiene un acceso privilegiado a dicho sustrato ademas de percibirse externamente en el ambito fenomenico como cuerpo objeto inmediato en la autoconciencia se percibe a si mismo en su interior mas profundo como voluntad de vivir 146 Sin embargo esta voluntad crea insatisfaccion lo que produce dolor el placer es tan solo un cese temporal del dolor y a ello ayudan levemente la filosofia y el arte especialmente la musica Para superar el dolor la unica solucion es la superacion de la voluntad de vivir la destruccion del ego alcanzando un estado cercano al nirvana budista Schopenhauer estaba muy influido por la filosofia oriental 147 Schopenhauer se baso en el idealismo platonico para su teoria del arte el cual no refleja la realidad fenomenica sino las ideas platonicas no en cuanto objetos mentales sino como grados de objetivacion de la voluntad 148 El arte representa un cierto consuelo ante el sufrimiento de la conciencia individual ante un mundo donde todo es ilusorio aparente El arte libera del tiempo de la voluntad de vivir ante el arte el mundo como representacion es el unico que permanece y se desvanece el mundo como voluntad 149 Identifico la creacion artistica como una forma la forma mas profunda de conocimiento creia que el arte es complementario de la filosofia y la etica La conciencia estetica es un estado de contemplacion desinteresada donde las cosas se muestran en su pureza mas profunda El arte habla en el idioma de la intuicion no de la reflexion Es una via para escapar del estado de infelicidad propio del hombre es la reconciliacion entre voluntad y conciencia entre objeto y sujeto alcanzando un estado de contemplacion de felicidad 150 Richard Wagner recogio la ambivalencia entre lo sensible y lo espiritual de Schopenhauer Tannhauser es el arquetipo de personaje romantico que oscila entre el amor terrenal y el espiritual En opera y drama 1851 Wagner planteo la idea de la obra de arte total Gesamtkunstwerk donde se haria una sintesis de la poesia la palabra elemento masculino con la musica elemento femenino Wagner opinaba que el lenguaje primitivo seria vocalico mientras que la consonante fue un elemento racionalizador la introduccion de la musica en la palabra seria un retorno a la inocencia primitiva del lenguaje 151 Nietzsche Editar Friedrich Nietzsche Friedrich Wilhelm Nietzsche recibio en su juventud la influencia de Wagner y Schopenhauer a los que posteriormente repudio mientras que en su madurez estuvo mas influido por Stendhal Bizet y Dostoievski 152 La filosofia de Nietzsche es vitalista afirmando la voluntad de vivir frente a la represion vital ejercida por el cristianismo la moral de los senores frente a la moral de los esclavos Expreso sus ideas a traves de parabolas y aforismos de estilo metaforico como su idea del eterno retorno ewige Wiederkunft que tomo de Heraclito segun la cual la historia se repite en ciclos que se suceden indefinidamente pero el ser humano puede intervenir en este proceso a traves de una transmutacion de todos los valores Umwertung aller Werte que le lleva a la figura del superhombre Ubermensch aquella persona que acepta sus impulsos vitales la vida en toda su plenitud basada en la voluntad de poder y que forja su propia moral mas alla del bien y del mal 153 La estetica nietzscheana se caracteriza por su oposicion a la moral cristiana que para el supone una negacion de la vida asi como al intelectualismo logicista que partiendo de Socrates impregna toda la filosofia occidental Una de sus primeras obras en el terreno de la estetica fue El nacimiento de la tragedia en el espiritu de la musica 1872 donde defendio la tragedia como algo ludico alegre un consuelo metafisico Estudiando la tragedia griega dijo que es una combinacion del espiritu apolineo y el dionisiaco Apolo es el genio del principium individuationis nota 22 el que da las representaciones de la vida vinculado a las artes plasticas Dioniso representa la disgregacion la superacion de la individualidad la exaltacion mistica vinculado a la musica Su propuesta de tragedia es dionisiaca afirmando que el mito tragico se ha ido perdiendo desde Socrates creador del pensamiento logico y que ahora hay que recuperarlo Sin embargo en su obra inacabada La filosofia en la epoca de la tragedia griega se dio cuenta de que no se puede recuperar el espiritu tragico griego ya que seria sustituir una religion por otra por lo que propuso la compenetracion entre Dionisio y Apolo para buscar el equilibrio 154 Posteriormente tras su ruptura con Wagner por componer una opera cristiana Parsifal retorno en Humano demasiado humano 1878 Aurora y La gaya ciencia al pensamiento ilustrado elogiando a Voltaire y elaborando una estetica antirromantica y antigermanica todo lo contrario a lo defendido por Wagner Defiende entonces el mas riguroso clasicismo la simplicidad la simetria el orden todo lo que representa el arte apolineo frente a cualquier tipo de recargamiento o exageracion Frente al artista como genio contrapone el artista como creador el arte como fruto de un trabajo y de una preparacion respondiendo a criterios de estilo 152 Sin embargo en sus ultimas obras despues de Asi hablo Zaratustra retorno a su concepto de lo dionisiaco juzga el arte moderno como decadente aplicando al arte conceptos fisiologicos de salud y enfermedad El arte autentico sera el que embriaga el que arrolla por su fuerza y comporta un sentimiento de plenitud En El crepusculo de los idolos 1888 distinguio dos tipos de embriaguez la de las artes plasticas o epicas que son visionarias y la de la musica que es emotiva 155 Por ultimo en La voluntad de poder 1901 no concluido sintetizo sus reflexiones sobre el arte donde esta voluntad se manifiesta como el gran estilo artistico que es la afirmacion de la vida hasta en su vertiente mas tragica es la asimilacion de las pasiones de los errores de la vida es aceptar el mundo tal como es Es la forma mas alta del pathos tragico es decir si a la vida hasta en sus problemas mas extranos y profundos Para Nietzsche el arte es el gran estimulante de la vida la obra de arte es lo unico que consuela del sufrimiento de vivir La creacion artistica es la misma fuerza que el acto sexual es la misma nocion de belleza Nietzsche opinaba que la belleza no es una sustancia metafisica no hay una belleza en si la belleza y la fealdad son relativas dependen de cada uno La belleza es la armonizacion de los deseos tanto buenos como malos 156 El arte y nada mas que el arte Es el que hace posible la vida gran seductor de la vida gran estimulante de la vida El arte es la unica fuerza superior contraria a toda voluntad de negar la vida Friedrich Nietzsche Voluntad de poder 157 Esteticismo Editar El beso de Gustav Klimt El esteticismo fue una reaccion al utilitarismo imperante en la epoca y a la fealdad y materialismo de la era industrial Frente a ello surgio una tendencia que otorgaba al arte y a la belleza una autonomia propia sintetizada en la formula de Theophile Gautier del arte por el arte l art pour l art llegando incluso a hablarse de religion estetica 158 Esta postura pretendia aislar al artista de la sociedad buscando de forma autonoma su propia inspiracion y dejandose llevar unicamente por una busqueda individual de la belleza 159 Dicha premisa partia por un lado de la autonomia otorgada a la estetica por Kant y por otro de la obra de escritores romanticos como Tieck y Wackenroder La belleza se alejo de cualquier componente moral convirtiendose en el fin ultimo del artista que llegaba a vivir su propia vida como una obra de arte como se puede apreciar en la figura del dandy 160 Se llevo la sensibilidad romantica a la exageracion sobre todo en el gusto por lo morboso y terrorifico surgiendo una estetica del mal apreciable en la atraccion por el satanismo la magia y los fenomenos paranormales o la fascinacion por el vicio y las desviaciones sexuales 161 El esteticismo influyo en el prerrafaelismo y el simbolismo frances y fue predecesor del modernismo nota 23 Uno de los teoricos del movimiento fue Walter Pater que influyo al denominado decadentismo ingles estableciendo en sus obras que el artista debe vivir la vida intensamente siguiendo como ideal a la belleza Para Pater el arte es el circulo magico de la existencia un mundo aislado y autonomo puesto al servicio del placer elaborando una autentica metafisica de la belleza 162 Posteriormente autores como James Abbott McNeill Whistler Oscar Wilde Algernon Charles Swinburne y Stephane Mallarme desarrollaron esta tendencia hasta un elevado grado de refinamiento basado unicamente en la sensibilidad del artista Edgar Allan Poe elaboro en sus relatos un concepto de la belleza como cualidad autonoma dando primacia a la imaginacion y la originalidad En El principio poetico 1848 nego la intencion moral en la obra de arte asi como su caracter didactico defendiendo los elementos fantasticos como principales creadores de la esteticidad del arte Para Poe asi como la inteligencia se ocupa de la verdad y la moral del deber es el gusto el que se debe ocupar de la belleza gusto que concibe como facultad autonoma que tiene sus propias leyes 163 Un instinto inmortal profundamente enraizado en el espiritu del hombre es de este modo dicho sin rodeos un sentido de lo Bello Edgar Allan Poe El principio poetico 164 Por otro lado Charles Baudelaire fue uno de los primeros autores que analizaron la relacion del arte con la recien surgida era industrial prefigurando la nocion de belleza moderna no existe la belleza eterna y absoluta sino que cada concepto de lo bello tiene algo de eterno y algo de transitorio algo de absoluto y algo de particular La belleza viene de la pasion y al tener cada individuo su pasion particular tambien tiene su propio concepto de belleza En su relacion con el arte la belleza expresa por un lado una idea eternamente subsistente que seria el alma del arte y por otro un componente relativo y circunstancial que es el cuerpo del arte Asi la dualidad del arte es expresion de la dualidad del hombre de su aspiracion a una felicidad ideal enfrentada a las pasiones que le mueven hacia ella Frente a la mitad eterna anclada en el arte clasico antiguo Baudelaire vio en la mitad relativa el arte moderno cuyos signos distintivos son lo transitorio lo fugaz lo efimero y cambiante sintetizados en la moda Baudelaire tenia un concepto neoplatonico de belleza que es la aspiracion humana hacia un ideal superior accesible a traves del arte El artista es el heroe de la modernidad cuya principal cualidad es la melancolia que es el anhelo de la belleza ideal 165 Estetica sociologica Editar El Angelus de Jean Francois Millet Los cambios sociales producidos por la Revolucion Francesa y la Revolucion Industrial tanto a nivel politico como economico llevaron a los filosofos a replantearse la relacion del hombre con la sociedad Asi surgio la sociologia del arte ciencia fundamentada en los principios metodologicos del positivismo que considera al artista como parte indisoluble de la sociedad siendo la obra artistica un fiel reflejo de los condicionamientos sociales que envuelven al artista 166 Hippolyte Adolphe Taine en su Filosofia del arte 1865 1869 aplico al arte un determinismo basado en la raza el contexto y la epoca race milieu moment Para Taine la estetica la ciencia del arte opera como cualquier otra disciplina cientifica segun parametros racionales y empiricos Jean Marie Guyau en Los problemas de la estetica contemporanea 1884 y El arte desde el punto de vista sociologico 1888 planteo una vision evolucionista del arte afirmando que el arte esta en la vida y que evoluciona como esta y al igual que la vida del ser humano esta organizada socialmente el arte debe ser reflejo de la sociedad 167 La estetica sociologica tuvo una gran vinculacion con el realismo pictorico y con movimientos politicos de izquierdas especialmente el socialismo utopico autores como Henri de Saint Simon Charles Fourier y Pierre Joseph Proudhon defendieron la funcion social del arte que contribuye al desarrollo de la sociedad aunando belleza y utilidad en un conjunto armonico Por otro lado en el Reino Unido la obra de teoricos como John Ruskin y William Morris aporto una vision funcionalista del arte en Las piedras de Venecia 1851 1856 Ruskin denuncio la destruccion de la belleza y la vulgarizacion del arte llevada a cabo por la sociedad industrial asi como la degradacion de la clase obrera defendiendo la funcion social del arte En El arte del pueblo 1879 pidio cambios radicales en la economia y la sociedad reclamando un arte hecho por el pueblo y para el pueblo Por su parte Morris fundador del movimiento Arts amp Crafts defendia un arte funcional practico que satisfaga necesidades materiales y no solo espirituales En Escritos esteticos 1882 1884 y Los fines del arte 1887 defendio un concepto de arte utilitario pero alejado de sistemas de produccion excesivamente tecnificados proximo a un concepto del socialismo cercano al corporativismo medieval 168 La obra de Ruskin y Morris coincidio con la epoca victoriana donde el arte principalmente subvencionado por la nueva clase emergente la burguesia cobro un nuevo valor relacionado con la ostentacion con el reflejo del estatus social lo que implicaba un factor comercial que provoco la mercantilizacion del arte en el siglo XX y el auge de las galerias de arte que se convertirian a su vez en centros difusores de nuevas tendencias 169 Asimismo con el Art Nouveau surgio una revalorizacion del aspecto ornamental del arte y la importancia del diseno lo que conllevo un gran auge de las artes decorativas como el mosaico la vidrieria la orfebreria la ebanisteria la forja de hierro la joyeria la ceramica etc En este ambiente el concepto de belleza era mas funcional que puramente estetico y dependia de criterios industriales como la calidad y la produccion en masa 170 Por otro lado la funcion del arte fue cuestionada por el escritor ruso Lev Tolstoi en Que es el arte 1898 se planteo la justificacion social del arte argumentando que siendo el arte una forma de comunicacion solo puede ser valido si las emociones que transmite pueden ser compartidas por todos los hombres Para Tolstoi la unica justificacion valida es la contribucion del arte a la fraternidad humana una obra de arte solo puede tener valor social cuando transmite valores de fraternidad es decir emociones que impulsen a la unificacion de los pueblos 171 Estetica psicologica Editar Sigmund Freud Con la equiparacion de las ciencias del espiritu con las ciencias de la naturaleza efectuada por el positivismo nacio la estetica psicologica o psicologia del arte Gustav Theodor Fechner fue uno de los primeros investigadores que introdujo la experimentacion en psicologia afirmando que el espiritu es reflejo de la naturaleza En Estetica experimental 1871 1876 intento sentar las bases de unos principios cientificos aplicables al arte con una concepcion neoplatonica derivada del concepto metafisico de que todo es uno Para Fechner los objetos esteticos imagenes sonidos evocan recuerdos o impresiones que a traves de su reconocimiento estimulan nuestra afinidad con el objeto artistico 172 Theodor Lipps formulo en Estetica 1903 1906 su teoria de la empatia estetica Einfuhlung como un proceso de afinidad entre objeto y sujeto donde este se reconoce a si mismo y se solidariza con el en un proceso deductivo que permite al sujeto hallar un conocimiento de si mismo que hasta ese momento ignoraba 173 Empatia significa que en la medida en que yo aprehendo un objeto en ese objeto tal y como existe para mi experimento como perteneciente a el una actividad mia o un modo de explicarse mi propio yo Theodor Lipps Estetica 174 Sigmund Freud de actitud positivista defendio la ciencia sobre el arte nota 24 Recogio las ideas del inconsciente de Schopenhauer y Nietzsche intentando salvar el yo y estableciendo un modelo basado en el equilibrio de la razon y la pasion a la vez que revalorizo el mundo de las pulsiones fisiologicas Contrapuso principio de placer contra principio de realidad donde el primero seria el nino y el segundo el adulto Dividio la personalidad en consciente preconsciente e inconsciente el preconsciente se puede recuperar con la asociacion de ideas mientras que el inconsciente es aquello que esta reprimido tanto individual como socialmente Afirmo que hay dos tipos de realidad una verdadera objetiva Wierklichkeit y otra asumida construida Realitat es decir una consciente y otra psiquica Freud introdujo una nueva categoria estetica lo siniestro Unheimlich variacion de lo sublime con connotaciones mas negativas ya que se basa en la angustia en el miedo Para Freud lo siniestro es lo mas profundamente humano es el eterno retorno de lo identico no deliberado Lo siniestro esta en toda obra de arte que es reflejo de lo mas profundo del hombre 175 En La interpretacion de los suenos 1900 Freud introdujo los conceptos de contenido manifiesto y contenido latente de los suenos que interpreto como una realizacion de deseos inconscientes Freud fue el primero en aplicar el psicoanalisis al arte Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci 1910 la sociedad Totem y tabu 1913 la cultura El malestar en la cultura 1930 y la religion Moises y el monoteismo 1939 Para Freud el arte seria una de las maneras de representar un deseo una pulsion reprimida de forma sublimada El origen del sentimiento estetico la belleza es el mismo que del deseo erotico Opinaba que el artista es una figura narcisista cercana al nino que refleja en el arte sus deseos Afirmo que las obras artisticas pueden ser estudiadas como los suenos y las enfermedades mentales con el psicoanalisis Su metodo era semiotico estudiaba los simbolos opinando que una obra de arte es un simbolo Pero como es el simbolo el que hace aquello simbolizado hay que estudiar la obra de arte para llegar al origen creativo de la obra 176 Carl Gustav Jung relaciono la psicologia con diversas disciplinas como la filosofia la sociologia la religion la mitologia la literatura y el arte En Contribuciones a la psicologia analitica 1928 sugirio que los elementos simbolicos presentes en el arte son imagenes primordiales o arquetipos que estan presentes de forma innata en el subconsciente colectivo del ser humano Jung influyo en el surrealismo y en el expresionismo abstracto 177 Estetica cultural Editar Wilhelm Dilthey A finales del siglo XIX principalmente en Alemania surgio una tendencia a estudiar la filosofia asi como la historia el arte y demas ciencias sociales desde el punto de vista de la cultura utilizando como herramienta metodologica la interpretacion critica Influidos por el idealismo el romanticismo y el neokantismo nota 25 eran autores que al vivir en una epoca donde resultaba patente la crisis de valores objetivos recurrieron al estudio de la historia historicismo y de la cultura para poder analizar el presente 178 Uno de sus maximos representantes Wilhelm Dilthey se dedico a las ciencias del espiritu formulando una teoria acerca de la unidad entre arte y vida Prefigurando el arte de vanguardia Dilthey ya vislumbraba a finales del siglo XIX como el arte se alejaba de las reglas academicas y como cobraba cada vez mayor importancia la funcion del publico que tiene el poder de ignorar o ensalzar la obra de un artista determinado Encontro en todo ello una anarquia del gusto que achaco a un cambio social de interpretacion de la realidad pero que percibio como transitorio siendo necesario hallar una relacion sana entre el pensamiento estetico y el arte Asi ofrecio como salvacion del arte las ciencias del espiritu especialmente la psicologia la creacion artistica debe poder analizarse bajo el prisma de la interpretacion psicologica de la fantasia En Vida y poesia 1905 presento la poesia como expresion de la vida como vivencia Erlebnis que refleja la realidad externa de la vida La creacion artistica tiene pues como funcion intensificar nuestra vision del mundo exterior presentandolo como un conjunto coherente y pleno de sentido 179 Georg Simmel formulo una teoria de la modernidad que desde un punto de vista sociologico otorgaba un papel relevante al arte analizando la evolucion cultural desde una perspectiva de influencia marxista pero matizada por un cierto vitalismo percibio en la evolucion del espiritu humano una constante creacion de formas culturales que una vez generadas producen formas objetivas de naturaleza autonoma que tienden a perpetuarse en el tiempo Asi la cultura presenta una dualidad de origen el alma subjetiva y el producto objetivo Simmel percibio en el arte de vanguardia una disparidad entre subjetividad y objetividad por lo que el arte dejaba de ser unitario y armonico para ser fragmentario y caotico 180 Siglo XX Editar Fuente de Marcel Duchamp El siglo XX supuso una perdida del concepto de belleza clasica para conseguir un mayor efecto en el dialogo artista espectador La estetica contemporanea ha presentado una gran diversidad de tendencias en paralelo con la atomizacion de estilos producida en el arte del siglo XX Tanto la estetica como el arte actuales reflejan ideas culturales y filosoficas que se fueron gestando en el cambio de siglo XIX XX en muchos casos contradictorias la superacion de las ideas racionalistas de la Ilustracion y el paso a conceptos mas subjetivos e individuales partiendo del movimiento romantico y cristalizando en la obra de autores como Kierkegaard y Nietzsche suponen una ruptura con la tradicion y un rechazo de la belleza clasica El concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorias cientificas la subjetividad del tiempo Bergson la relatividad de Einstein la mecanica cuantica la teoria del psicoanalisis de Freud etc Por otro lado las nuevas tecnologias hacen que el arte cambie de funcion ya que la fotografia y el cine ya se encargan de plasmar la realidad Todos estos factores produjeron la genesis del arte abstracto donde el artista ya no intenta reflejar la realidad sino su mundo interior expresar sus sentimientos 181 Tambien hay que valorar la progresiva disminucion del analfabetismo puesto que antiguamente al no saber leer la gente el arte grafico era el mejor medio para la transmision del conocimiento sobre todo religioso funcion que ya no es necesaria en el siglo XX Los movimientos de vanguardia pretendian integrar el arte en la sociedad buscando una mayor interrelacion artista espectador ya que es este ultimo el que interpreta la obra pudiendo descubrir significados que el artista ni conocia Es lo que Umberto Eco denomino obra abierta una obra que expresa con mayor libertad la concepcion del artista pero que a la vez establece un dialogo con el espectador al tener un numero ilimitado de interpretaciones A veces el arte esta mas en la vision que le otorga el espectador que no en su propio proceso productivo como en los ready made de Marcel Duchamp 182 El arte contemporaneo esta intimamente ligado a la sociedad a la evolucion de los conceptos sociales como el mecanicismo y la desvalorizacion del tiempo y la belleza Es un arte que destaca por su instantaneidad necesita poco tiempo de percepcion El kitsch la nueva categoria estetica surgida en el siglo XX es la esencia de la fealdad una copia de un objeto clasico sometida a retoques y exigencias de la mediocridad es consumista efimero mecanico 183 Otra nueva categoria es lo camp aquella sensibilidad estetica basada en el mal gusto en comportamientos exagerados afectados teatrales o afeminados que transforma elementos culturales originalmente serios en objetos frivolos insustanciales donde se valora el artificio la mediocridad la ostentacion 184 El arte actual tiene oscilaciones continuas del gusto cambia simultaneamente asi como el arte clasico se sustentaba sobre una metafisica de ideas inmutables el actual de raiz kantiana encuentra gusto en la conciencia social de placer cultura de masas En una sociedad mas materialista mas consumista el arte se dirige a los sentidos no al intelecto Asi cobro especial relevancia el concepto de moda una combinacion entre la rapidez de las comunicaciones y el aspecto consumista de la civilizacion actual La velocidad de consumo desgasta la obra de arte haciendo oscilar el gusto que pierde universalidad predominando los gustos personales Las ultimas tendencias artisticas han perdido incluso el interes por el objeto artistico el arte tradicional era un arte de objeto el actual de concepto Hay una revalorizacion del arte activo de la accion de la manifestacion espontanea efimera del arte no comercial arte conceptual happening environment 185 Formalismo Editar Heinrich Wolfflin El formalismo defiende el estudio del arte a partir del estilo aplicando una metodologia evolucionista que otorga al arte una autonomia alejada de cualquier consideracion filosofica rechazando la estetica romantica y el idealismo hegeliano y acercandose al neokantismo Su principal teorico fue Heinrich Wolfflin considerado el padre de la moderna historia del arte Aplico al arte criterios cientificos como el estudio psicologico o el metodo comparativo Definio los estilos por las diferencias estructurales inherentes a los mismos como argumento en su obra Conceptos fundamentales de la Historia del Arte 1915 Wolfflin no otorgo importancia a las biografias de los artistas defendiendo en cambio la idea de nacionalidad de escuelas artisticas y estilos nacionales Las teorias de Wolfflin fueron continuadas por la llamada Escuela de Viena con autores como Max Dvorak Hans Sedlmayr y Otto Pacht 186 Por otro lado Alois Riegl fue el creador del concepto de Kunstwollen en aleman voluntad artistica una fuerza del espiritu humano que hace nacer afinidades formales dentro de una misma epoca en todas sus manifestaciones culturales Esta voluntad artistica esta condicionada por la vision del mundo Weltanschauung fruto de la religion y del pensamiento cientifico fundamental Para Riegl la historia del arte es una historia del espiritu del arte una sucesion de estilos y una superposicion de estos sobre la conciencia cultural del momento La historia del arte por tanto es entendida por la variacion de estilos en funcion de estructuras simbolicas de su uso dentro de la colectividad o de su funcion estetica ligada a la cuestion del conocimiento 187 Iconologia Editar La iconologia centra sus estudios en la simbologia del arte en el significado de la obra artistica A traves del estudio de imagenes emblemas alegorias y demas elementos de significacion visual pretenden esclarecer el mensaje que el artista pretendio transmitir en su obra estudiando la imagen desde postulados mitologicos religiosos o historicos o de cualquier indole semantica presente en cualquier estilo artistico Asi como la iconografia tiene por fin la simple descripcion de imagenes la iconologia las estudia en todos sus aspectos las compara y las clasifica llegando incluso a formular leyes o reglas para conocer su antiguedad y diversos significados e interpretaciones Los principales teoricos de este movimiento fueron Erwin Panofsky Aby Warburg Ernst Gombrich y Fritz Saxl 188 Erwin Panofsky estudio con igual esmero el arte antiguo medieval y renacentista intentando encontrar un sello distintivo comun en sus expresiones iconograficas para fomentar su teoria de la cultura occidental como un complejo entramado de simbolos interrelacionados En oposicion al formalismo defendio la relacion del arte con el estrato cultural y el sentimiento espiritual de cada epoca postulando un sistema metodologico que considera la historia del arte como una ciencia interdisciplinaria Para Panofsky una obra de arte es un objeto elaborado por el ser humano cuyo fin es la experiencia estetica Por su parte Ernst Gombrich postulo que el impulso artistico es inherente al ser humano sin necesidad de ninguna justificacion sea historica filosofica o psicologica relacionando este impulso con el placer que el arte suscita en nuestra mente Para Gombrich el arte no tiene esencia ni definicion pero no importa lo unico definible es la sensacion que provoca en nosotros Solo se puede estudiar a traves de los mecanismos mentales que lo producen del analisis de la mas profunda naturaleza humana no determinada ni por las leyes naturales ni por aspectos culturales o sociales sino por la interrelacion de todos ellos 189 Neoidealismo Editar Benedetto Croce en su Filosofia del espiritu 1902 definio la estetica como ciencia de las imagenes del conocimiento basado en la intuicion en contraposicion al conocimiento de los conceptos presentes en la logica Para Croce en nuestra conciencia hallamos impresiones datos sensoriales que al clarificarse se convierten en intuiciones Este proceso lo denomina expresar que equivale a crear arte estableciendo la formula intuicion expresion Asi el arte es un proceso donde una impresion se intuye para formar una expresion 190 De forma analoga pero otorgandole otro sentido Henri Bergson tambien hablo de intuicion en Introduccion a la metafisica 1903 afirmo que la intuicion el instinto hecho autoconsciente nos permite alcanzar la realidad elan vital que es deformada por nuestro intelecto 191 Vasili Kandinski fue uno de los principales promotores del arte de vanguardia siendo pionero del arte abstracto con sus impresiones improvisaciones y composiciones donde otorgo especial relevancia al color y las formas puras asi como la significacion de la expresion artistica En De lo espiritual en el arte 1911 expreso un concepto mistico del arte con influencia de la teosofia y la filosofia oriental el arte es expresion del espiritu siendo las formas artisticas reflejo del mismo Como en el mundo de las ideas de Platon las formas y sonidos conectan con el mundo espiritual a traves de la sensibilidad de la percepcion Para Kandinski el arte es un lenguaje universal accesible a cualquier ser humano 192 Bello es lo que brota de la necesidad animica interior Bello es lo que es interiormente bello Vasili Kandinski De lo espiritual en el arte Marxismo Editar Boris Mihailovich Kustodiev Bolchevique Galeria Tretiakov Moscu La teoria del materialismo dialectico formulada en el siglo XIX por Marx y Engels tuvo derivaciones esteticas en el siglo XX sobre todo en Rusia De la obra de Marx se desprendia que el arte es una superestructura cultural determinada por las condiciones sociales y economicas del ser humano Para los marxistas el arte es reflejo de la realidad social si bien el propio Marx no veia una correspondencia directa entre una sociedad determinada y el arte que produce 193 Despues de la Revolucion Sovietica el arte enmarcado en el realismo socialista fue estandarizado en unos parametros definidos principalmente por Maksim Gorki y Andrei Zhdanov el artista ha de ser catalizador de las fuerzas sociales fomentando el proceso revolucionario marxista 194 Georgi Plejanov fue el primero en intentar elaborar una estetica marxista En Arte y vida social 1912 formulo una estetica materialista que rechazaba el arte por el arte asi como la individualidad del artista ajeno a la sociedad que lo envuelve Para Plejanov la estetica no puede tener otro fundamento que la sociologia El contenido y la forma del arte estan determinados por las condiciones objetivas de la evolucion historica 195 Ernst Bloch fue uno de los primeros teoricos del arte de vanguardia que surgia entonces en la sociedad occidental principalmente el expresionismo aleman En El espiritu de la utopia 1918 intento revisar el estudio del arte por parte de la filosofia como un conjunto compenetrado con la evolucion historica Bloch defendio el arte no figurativo relacionandolo con una concepcion utopica del hombre como un destino no revelado pero presente de forma inconsciente en lo mas profundo del ser humano 196 Si la tarea de la pintura fuese ponernos ante los ojos el aire y la preciosa vastedad del espacio y de todo lo demas mas valdria ir a disfrutar directa y gratuitamente de todo ello Ernst Bloch El espiritu de la utopia 197 Para Gyorgy Lukacs en cambio el arte de vanguardia era reflejo del irracionalismo burgues Influido por Dilthey y su distincion entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espiritu aplico esta diferencia para establecer una ontologia del arte si la ciencia trata con los hechos y con sus conexiones el arte nos ofrece almas y destinos Para Lukacs el arte esta ontologicamente ligado a la verdad a una verdad mitica perdurable en el trasfondo del hombre durante milenios En Historia y conciencia de clase 1925 aplico la dialectica marxista al arte concibiendo este como una estructura profunda y recurrente inherente al devenir historico a lo largo del tiempo El arte es asi un fenomeno mimetico que recoge los aspectos mas esenciales y universales de los acontecimientos historicos Para Lukacs el arte verdadero representa siempre la totalidad de la vida humana 198 Walter Benjamin incidio de nuevo en el arte de vanguardia que para el era la culminacion de la dialectica de la modernidad el final del intento totalizador del arte como expresion del mundo circundante Intento dilucidar el papel del arte en la sociedad moderna realizando un analisis semiotico en que el arte se explica a traves de signos que el hombre intenta descifrar sin un resultado aparentemente satisfactorio Para el la modernidad implica una fractura semiotica que sumerge al hombre en la confusion impeliendole a su vez a una busqueda de la verdad Aunque aparentemente el arte tiene una funcion reconciliadora entre el hombre y el mundo la propia naturaleza artificial de este hace que nos conduzca a falsas premisas de verdad En La obra de arte en la epoca de la reproductibilidad tecnica 1936 analizo la forma como las nuevas tecnicas de reproduccion industrial del arte pueden hacer variar el concepto de este al perder su caracter de objeto unico y por tanto su halo de reverencia mitica esto abre nuevas vias de concebir el arte inexploradas aun para Benjamin pero que supondran una relacion mas libre y abierta con la obra de arte 199 Theodor W Adorno como Benjamin perteneciente a la Escuela de Frankfurt defendio el arte de vanguardia como reaccion a la excesiva tecnificacion de la sociedad moderna Contrariamente al concepto estructural de Lukacs Adorno puso enfasis en la forma artistica que para el es donde se manifiesta el contenido ideologico subyacente en el arte si bien de una forma distorsionada como en un espejo roto En su Teoria estetica 1970 afirmo que el arte es reflejo de las tendencias culturales de la sociedad pero sin llegar a ser fiel reflejo de esta ya que el arte representa lo inexistente lo irreal o en todo caso representa lo que existe pero como posibilidad de ser otra cosa de trascender El arte es la negacion de la cosa que a traves de esta negacion la trasciende muestra lo que no hay en ella de forma primigenia Es apariencia mentira presentando lo inexistente como existente prometiendo que lo imposible es posible 200 El anhelo inextinguible de lo bello para el que Platon con la frescura de lo que sucede por primera vez encontro las palabras es el anhelo del cumplimiento de la promesa Theodor W Adorno Teoria estetica 201 Pragmatismo Editar El pragmatismo defiende la interrelacion entre la estetica y la cultura integradas ambas en el devenir de la vida humana siendo fiel reflejo de la naturaleza George Santayana en La razon del arte 1903 se opuso a la separacion entre arte bello y arte util distinguiendo en las bellas artes un doble papel de modelo y de parte esencial de la vida cognoscitiva Asimismo en El sentido de la belleza 1896 realizo un estudio del arte desde un aspecto psicologico afirmando que la belleza es placer objetivado 202 John Dewey en Arte como experiencia 1934 definio el arte como culminacion de la naturaleza defendiendo que la base de la estetica es la experiencia sensorial La actividad artistica es una consecuencia mas de la actividad natural del ser humano cuya forma organizativa depende de los condicionamientos ambientales en que se desenvuelve Asi el arte es expresion donde fines y medios se fusionan en una experiencia agradable Para Dewey el arte como cualquier actividad humana implica iniciativa y creatividad asi como una interaccion entre sujeto y objeto entre el hombre y las condiciones materiales en las que desarrolla su labor Otorgo al arte un sentido teleologico siendo la finalidad a la que esta destinada la experiencia humana la que le proporciona un valor intrinseco 203 Novecentismo Editar Movimiento clasicista surgido como reaccion al modernismo el novecentismo fue un intento de renovacion cultural que pretendio adaptar la sociedad a las innovaciones producidas por el recien estrenado siglo XX Su principal teorico fue Eugeni d Ors fiel representante del concepto vanguardista del intelectual comprometido con las reformas sociales D Ors conecto con el pensamiento premoderno desde la Ilustracion hasta Hegel que pretendia hacer un analisis holistico del mundo explicarlo en su totalidad construyendo un sistema ideal ordenado y racional Sin embargo dejo la puerta abierta a un cierto grado de desorden de irracionalidad que debia ser combatido mediante la inteligencia donde la Verdad seria la esencia del conocimiento regenerando los valores humanos tanto politicos como morales filosoficos y esteticos Esta metafisica dorsiana se tradujo en una teoria estetica donde el arte juega un papel fundamental como principio reformador de la sociedad siendo la materializacion de su vision idealizada del mundo La reflexion estetica de Ors fue la base de todo su sistema reflejandose en su moral y sus teorias filosoficas sobre politica e historia Sus teorias esteticas se movieron entre un cierto neoplatonismo y el simbolismo de finales del siglo XIX con influencia ruskiniana en su concepto social del arte Para d Ors el arte es un mecanismo para comprender el mundo y a la vez reconstruir la historia oponiendose a la autonomia del arte y a la vision individual del artista donde se contrapone claramente al modernismo maragalliano Asi frente al arte por el arte propuso una estetica esencialista donde el arte es un agente organizador que reduce la variedad hasta llegar a la unidad dando forma al mundo A traves del arte se puede ascender de la realidad fenomenica hasta la realidad ideal siguiendo la teoria platonica Para d Ors el arte representa conceptos dando forma a la variedad inherente en la naturaleza facilitando la construccion de un ideal con orientacion moral y social por lo que se convierte en un instrumento moralizador con fines didacticos y reformadores De ahi el clasicismo presente en la teoria dorsiana el arte es una racionalizacion y humanizacion de la naturaleza siendo la representacion figurativa la sintesis entre conocimiento actitud pasiva y pensamiento actitud activa Desde esta estetica clasicista entiende pues la obra de arte como producto de una epoca que revela un sustrato cultural centrandose en el analisis figurativo para desentranar el sentido ontologico de la obra de arte 204 Raciovitalismo Editar Jose Ortega y Gasset Jose Ortega y Gasset fue creador de un original sistema filosofico basado en la razon vital que se fundamenta en su famosa frase yo soy yo y mi circunstancia 205 En La deshumanizacion del arte 1925 analizo el arte de vanguardia desde el concepto de sociedad de masas donde el caracter minoritario del arte vanguardista produce una elitizacion del publico consumidor de arte reflejando un concepto nietzscheano de moral gregaria negando la igualdad entre los hombres puso una barrera entre los hombres egregios y los hombres vulgares convirtiendo el arte en una aristocracia del gusto Ortega aprecio en el arte una deshumanizacion debida a la perdida de perspectiva historica es decir de no poder analizar con suficiente distancia critica el sustrato socio cultural que conlleva el arte de vanguardia La perdida del elemento realista imitativo que Ortega apreciaba en el arte de vanguardia suponia una eliminacion del elemento humano que estaba presente en el arte naturalista Asimismo esta perdida de lo humano hacia desaparecer los referentes en que estaba basado el arte clasico suponiendo una ruptura entre el arte y el publico y generando una nueva forma de comprender el arte que solo podrian entender los iniciados La percepcion estetica del arte deshumanizado es la de una nueva sensibilidad basada no en la afinidad sentimental como se producia con el arte romantico sino en un cierto distanciamiento una apreciacion de matices Esa separacion entre arte y humanidad supone un intento de volver al hombre a la vida de rebajar el concepto de arte como una actividad secundaria de la experiencia humana Ortega combatia el realismo artistico especialmente las teorias de Ruskin del que decia que tenia una concepcion decorativa de la belleza En cambio defendio la belleza como una experiencia peligrosa pues supone una ruptura con la habitual relacion que solemos mantener con las cosas 206 Empirismo logico Editar El cubo de Necker y el jarron de Rubin dos ejemplos de psicologia visual de la Escuela de la Gestalt Durante el siglo XX surgio una nueva tendencia empirista el empirismo logico que abordaba la filosofia por una parte desde una perspectiva positivista basada en la ciencia empirica que en el caso de la estetica aborda principalmente la psicologia y por otra desde el terreno de la metodologia sintetizada en el analisis filosofico La primera vertiente produjo una estetica cientifica aplicando a la estetica la investigacion psicologica y la segunda una estetica analitica que se centro en el problema del lenguaje especialmente relacionado con la critica de arte intentando establecer una normativa en cuanto al metodo de la expresion artistica 207 La estetica cientifica tomo como metodo la psicologia si bien se diferencio del psicoanalisis freudiano en que asi como este relaciona los estimulos externos con el inconsciente del individuo en el empirismo se analiza el objeto per se estudiando el arte desde la perspectiva de la percepcion visual Este punto de vista fue elaborado por la Escuela de la Gestalt que afirmaba que estamos condicionados por nuestra cultura en sentido antropologico que la cultura condiciona nuestra percepcion Tomaron un punto de partida en la obra de Karl Popper quien afirmaba que en la apreciacion estetica hay un punto de inseguridad gusto que no tiene base cientifica y no se puede generalizar Decia que llevamos una idea preconcebida hipotesis previa que hace que encontremos en el objeto lo que buscamos Segun la Gestalt la mente configura a traves de ciertas leyes los elementos que llegan a ella a traves de los canales sensoriales percepcion o de la memoria pensamiento inteligencia y resolucion de problemas En nuestra experiencia del medio ambiente esta configuracion tiene un caracter primario por sobre los elementos que la conforman y la suma de estos ultimos por si solos no podria llevarnos por tanto a la comprension del funcionamiento mental Se fundamentan en la nocion de estructura entendida como un todo significativo de relaciones entre estimulos y respuestas Intentan entender los fenomenos en su totalidad sin separar los elementos del conjunto que forman una estructura integrada fuera de la cual dichos elementos no tendrian significacion Sus principales exponentes fueron Rudolf Arnheim Max Wertheimer Wolfgang Kohler Kurt Koffka y Kurt Lewin 208 La estetica analitica abordo el fenomeno artistico desde la perspectiva del lenguaje dilucidando los tradicionales objetos de estudio de la estetica arte belleza gusto desde la perspectiva del analisis linguistico La filosofia analitica tuvo su origen en Ludwig Wittgenstein y su Tractatus logico philosophicus 1921 donde afirmaba que buena parte de los problemas filosoficos no provienen de la realidad o nuestra percepcion de la misma sino del lenguaje y nuestra forma de expresarnos Se distanciaba asi de la metafisica defendiendo el analisis linguistico como metodo de abordar las cuestiones filosoficas La estetica analitica rechazo el idealismo de Croce del que criticaban su lenguaje enfatico y redundante defendiendo un lenguaje sencillo y racional y postulando que no es necesaria una teoria del arte para hablar de arte Opinaban que todas las teorias han fallado a la hora de definir el arte ya que este no tiene definicion es un concepto abierto Sus principales representantes fueron Morris Weitz Monroe Beardsley Nelson Goodman y Arthur C Danto 209 Semiotica Editar Umberto Eco La filosofia contemporanea se ha preocupado ampliamente por el signo el analisis semiotico Igualmente el interes de la antropologia por la mitologia clasica y primitiva ha comportado un creciente interes por los elementos simbolicos del arte Ivor Armstrong Richards y Charles Kay Ogden en El significado del significado 1923 distinguieron en el lenguaje dos funciones la emotiva y la referencial De aqui dedujeron que la distincion entre lenguaje poetico y cientifico se encuentra en la consideracion de la poesia como lenguaje emotivo de donde se desprende que los juicios esteticos son igualmente emotivos 210 Ernst Cassirer realizo un encomiable intento de sintetizar estas teorias en una sola formulacion que denomino antropologia filosofica En su Filosofia de las formas simbolicas 1923 1929 elaboro una teoria de raiz neokantiana donde definia las grandes formas simbolicas presentes en la cultura el lenguaje el mito el arte la religion y la ciencia Asi el hombre se halla determinado por estas formas que son una representacion de si mismo por lo que cada una de ellas supone una distinta manera de concebir el mundo La filosofia de Cassirer influyo en Susanne K Langer que definio en La filosofia en una nueva clave 1942 el arte como simbolo presentacional o apariencia que articula la vida emocional del ser humano y Wilbur Marshall Urban que en Lenguaje y realidad 1939 definio los simbolos esteticos como simbolos intuitivos de naturaleza reveladora 211 Charles William Morris en Fundamentos de la teoria de los signos 1938 distinguio tres formas primarias de discurso cientifica tecnologica y estetica en relacion con tres funciones basicas la informativa que expresa enunciados la performativa que controla el comportamiento y la valorativa que ofrece valores Por tanto asi como la ciencia permite al ser humano expresar de forma racional conocimientos adquiridos de la naturaleza y la tecnologia facilita una forma de elaboracion practica de estos conocimientos la estetica proporciona al hombre la interpretacion de los valores sean positivos o negativos Estos valores nos son revelados a traves de signos que percibimos en el lenguaje comunicativo que Morris denomino iconos signos que contienen en si mismos las propiedades de aquellos objetos que describen Para Morris el arte es un lenguaje el lenguaje para la comunicacion de los valores 212 Luigi Pareyson influido por Croce elaboro en Estetica Teoria de la formatividad 1954 una estetica hermeneutica donde el arte es interpretacion de la verdad Para Pareyson el arte es formativo es decir expresa una forma de hacer que a la vez que hace inventa el modo de hacer En otras palabras no se basa en reglas fijas sino que las define conforme se elabora la obra y las proyecta en el momento de realizarla Asi en la formatividad la obra de arte no es un resultado sino un logro donde la obra ha encontrado la regla que la define especificamente El arte es toda aquella actividad que busca un fin sin medios especificos debiendo hallar para su realizacion un proceso creativo e innovador que de resultados originales de caracter inventivo 213 Pareyson influyo en la denominada Escuela de Turin que desarrollaria su concepto ontologico del arte Umberto Eco en Obra abierta 1962 afirmo que la obra de arte solo existe en su interpretacion en la apertura de multiples significados que puede tener para el espectador Gianni Vattimo en Poesia y ontologia 1968 relaciono el arte con el ser y por tanto con la verdad ya que es en el arte donde la verdad se muestra de forma mas pura y reveladora 214 Fenomenologia Editar Edmund Husserl La fenomenologia formulada por Edmund Husserl puso enfasis en la autonomia de la obra de arte desligandola tanto del propio artista como del espectador y buscando en la obra cualidades objetivas inherentes a la misma Roman Ingarden siguiendo las teorias de Husserl estudio en Fenomenologia de la obra literaria 1931 dicha obra como objeto intencional distinguiendo cuatro estratos en la literatura el sonido el significado el mundo de la obra y sus aspectos esquematizados Hizo una interpretacion realista de la fenomenologia opinando que el arte refleja la realidad existencial de forma compleja y estratificada pero expresiva y armonica 215 Nicolai Hartmann concibio el arte como la elevacion del elemento empirico hacia un plano mas trascendental en que sea reflejo de un mundo ideal y simbolico El artista trasciende el mundo material expresando de forma simbolica los valores y significados de la experiencia empirica Para Hartmann el arte es intuitivo no deductivo defendiendo un concepto mimetico del arte a traves de la representacion de la realidad el arte evoca el mundo exterior a traves de una significacion trascendente es decir es la forma y no su significado la que nos llega de una forma trascendente 216 Mikel Dufrenne analizo en Fenomenologia de la experiencia estetica 1953 la diferencia entre los objetos esteticos y el mundo circundante encontrando que la unica diferencia estriba en el mundo expresado de cada objeto es decir su personalidad inherente El objeto estetico no posee ningun valor por si mismo sino en el acto subjetivo de su percepcion por parte del espectador Asimismo debe ser percibido de forma intrinseca separada del sujeto que lo percibe La obra de arte es fiel reflejo de la naturaleza que la origina el artista solo puede desvelarla partiendo de sus cualidades intrinsecas Asi el arte expresa lo real en su verdad es decir no en su forma fisica o en la que lo elaboramos mentalmente sino en la esencia del objeto que reproduce 217 Existencialismo Editar El existencialismo recibio la influencia de Kierkegaard reflejando una filosofia de la vida cuyo principal objeto de estudio es la existencia tanto desde la ontologia como de la relacion del hombre con el mundo que lo envuelve 218 Martin Heidegger pretendia enfrentar la filosofia al arte considerando la estetica metafisica como una utopia ya que el arte esta en continua transformacion y no se puede aprehender su concepto Segun Heidegger la metafisica reduce el ser a un objeto de estudio perdiendo su esencia hallando un no ser De igual forma la estetica pierde la nocion del arte al reducirlo a objeto de analisis El arte no se puede entender como producto como objeto transmisor de valores y significados sino como un proceso vivo y abierto en continua transformacion y evolucion como origen de multiples procesos de comunicacion En El origen de la obra de arte 1935 vio en el proceso artistico la primacia del ser respecto a la existencia que se hace patente en la imposibilidad del lenguaje de nombrar el ser y su verdad Para Heidegger la verdad es a la vez revelacion y ocultamiento pero si es poetizada se convierte en historica la poesia logra unir la revelacion y el ocultamiento presentes en la verdad de forma que no logran ni la filosofia ni la ciencia Al hacerse historia la poesia y el arte en general reflejan de forma fidedigna la verdad y por tanto el ser 219 Hans Georg Gadamer tambien concibio el arte como reflejo de la verdad pero no de la verdad historica de Heidegger sino de la verdad intrinseca a la propia obra de arte la verdad que genera la obra como obra en si Para Gadamer el arte es un aumento de ser ya que la verdad de la obra de arte es la verdad del ser En Verdad y metodo 1960 analizo el arte como representacion de su modo de ser haciendo una ontologia de la imagen el arte no puede ser copia ya que esta pierde su funcion al ser identificado el original en la reproduccion artistica representacion y representado modelo e imagen estan interrelacionados revelandose en lo representado la esencia de la representacion en una inseparabilidad ontologica de la imagen que hace que esta imponga su propio ser para hacer ser lo representado La imagen estetica tiene asi para Gadamer un ser propio que hace ser lo que representa expresando del origen de la representacion mas de lo que este pueda decir por si mismo 220 Estetica postmoderna Editar Una de las ultimas derivaciones de la filosofia y el arte es la postmodernidad teoria socio cultural que postula la actual vigencia de un periodo historico que habria superado el proyecto moderno es decir la raiz cultural politica y economica propia de la Edad Contemporanea marcada en lo cultural por la Ilustracion en lo politico por la Revolucion Francesa y en lo economico por la Revolucion Industrial nota 26 Los postmodernos asumen el fracaso de los movimientos de vanguardia como el fracaso del proyecto moderno las vanguardias pretendian eliminar la distancia entre el arte y la vida universalizar el arte el artista postmoderno en cambio es autorreferencial el arte habla del arte no pretenden hacer una labor social El arte postmoderno vuelve sin pudor al sustrato material tradicional a la obra de arte objeto al arte por el arte sin pretender hacer ninguna revolucion ninguna ruptura Ante la crisis del objeto artistico en los anos 1970 los postmodernos lo retoman como reivindicacion del arte como institucion toda vez que ha fracasado la pretension vanguardista de integrar el arte con la sociedad Frente a las propuestas del arte de vanguardia los postmodernos no plantean nuevas ideas ni eticas ni esteticas tan solo reinterpretan la realidad que les envuelve mediante la repeticion de imagenes anteriores que pierden asi su sentido La repeticion encierra el marco del arte en el arte mismo se asume el fracaso del compromiso artistico la incapacidad del arte para transformar la vida cotidiana Algunos de sus mas importantes teoricos han sido Jean Francois Lyotard Jacques Derrida y Michel Foucault 221 Estetica no occidental Editar La cupula de la mezquita de Selim en Edirne Islam Editar Segun el Islam las obras de arte son defectuosas en comparacion con la obra de Dios por lo que se cree que tratar de describir de una forma realista cualquier animal o persona es una insolencia hacia Dios Esta tendencia a menudo impuesta por la autoridad religiosa ha tenido el efecto de reducir la esfera artistica a formas de arte como arabescos mosaicos la caligrafia islamica y la arquitectura islamica asi como en general cualquier forma de abstraccion artistica Aun asi en realidad la representacion humana o animal no esta totalmente prohibida en el arte islamico de hecho la imagen se puede encontrar en todas las culturas islamicas con distintos grados de aceptacion por parte de las autoridades religiosas Es solo la representacion humana con fines de culto lo que es considerado de manera uniforme como idolatria y prohibido en la ley de la sharia 222 El arte islamico tiene una fuerte tendencia a la geometrizacion debido a la creencia en la perfeccion de la geometria y las matematicas como manifestaciones de la perfeccion de Dios Asi la mayoria de elementos arquitectonicos y decorativos estan basados en formas geometricas especialmente el circulo que simboliza la esencia de Dios y el cuadrado que representa los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales asi como sus derivados octogonos dodecagonos poligonos estrellados etc Esta tendencia hacia la abstraccion y la geometrizacion del arte podria hacer parecer que el arte islamico es puramente racional pero lo cierto es que al mismo tiempo es bastante sensual deja la puerta abierta a los sentidos al goce estetico de la contemplacion al disfrute de la belleza que es altamente valorada en la cultura islamica El propio Mahoma dijo Dios es bello y ama la belleza asi a traves de la belleza se reconoce a Dios Lo bello es bueno y verdadero y esta por encima de las cosas bellas por eso no deja lugar al tiempo no se altera ni marchita es esencia inmutable y como toda verdad eterna 223 Este sensualismo se expresa tanto en la poesia como en las artes plasticas fundamentalmente en la busqueda de la armonia y en la predileccion por la simetria y el equilibrio El caracter arabe es esencialmente contemplativo debido a la vida nomada y a la experiencia del desierto lo que provoca un proceso de conocimiento inductivo de los sentidos a la razon Para el artista musulman la belleza es camino de perfeccion la belleza conduce a Dios lo bello es moral y espiritual La religion esta presente de forma indisoluble en el arte islamico que es mistico y trascendente aunando lo cotidiano y lo universal lo permanente y lo efimero lo mental y lo sensorial En su forma de concebir el mundo tienen especial relevancia elementos como la luz el agua el color mientras que las formas geometricas se complementan con el vacio con la prefiguracion de la nada cabe recordar que fueron los arabes los que nos transmitieron el concepto del numero cero Asi como la belleza es fugaz su plasmacion en el arte se realiza a traves de lo decorativo lo efimero lo cambiante lo dinamico como los efectos de luz y el fluir del agua Tambien tiene mucha importancia la caligrafia la palabra escrita ya que su religion se fundamenta en el Coran cuyos textos decoran a menudo los edificios islamicos 224 India Editar Siva Naṭaraja dinastia Chola Tamil Nadu siglo XI El arte indio es esencialmente religioso reflejando un concepto trascendental de la realidad donde lo material se mezcla con lo espiritual estableciendo un puente entre lo humano y lo divino La principal manifestacion artistica india es la escultura ya que incluso la arquitectura y la pintura reflejan una plastica escultorica Dicha escultura presenta multiples formas y estilos si bien conserva a lo largo del tiempo una forma de transmitir la espiritualidad basada en la sensualidad Una de las principales premisas del arte indio es la integracion con la naturaleza siendo el arte reflejo de esta bien de forma simbolica o mas o menos realista La naturaleza aporta al arte indio una gran riqueza iconografica ya que los elementos naturales se convierten a menudo en simbolos generalmente relacionados con la divinidad Ademas la influencia del clima monzonico genera una actitud ciclica en la mentalidad india que hace que el arte se elabore desde diferentes perspectivas estilisticas a menudo contrapuestas desde el naturalismo a la abstraccion del realismo al idealismo etc 225 La estetica india se desarrollo sobre todo en el periodo gupta en el que se analizaron recopilaron y clasificaron la mayoria de escritos vedicos los textos sagrados hindues transmitidos de forma oral desde aproximadamente el 1500 a C Para el arte fueron primordiales especialmente los textos sagrados denominados Sastras en particular los Vastu Sastras tratados arquitectonicos que hablaban de la construccion de templos para los dioses y los Silpa Sastras tratados figurativos para pintores y escultores y la forma de transcribir en imagenes el mensaje divino Los gupta desarrollaron varios tratados tecnicos y normativos sobre los principios fundamentales del arte asi como tecnicas materiales estilos iconografia etc Uno de los mas importantes es el Sadanga que establece los seis principios esteticos para la pintura rupa bheda ciencia de las formas pramani sentido de las relaciones bhava ciencia del sentimiento lavanna yojanam sentido de la gracia sadrisyam ciencia de las comparaciones y varnika bhanga ciencia de los colores Mas adelante se anadieron otros dos rasa quintaesencia del gusto y chanda ritmo 226 China Editar Colores del otono en las montanas Qiao y Hua de Zhao Mengfu En China las representaciones artisticas tienen una gran influencia religiosa principalmente del taoismo el confucianismo y el budismo Asimismo como en el arte indio es esencial la relacion del hombre con la naturaleza el taoismo por ejemplo es una religion panteista que relaciona la naturaleza con la sociedad El arte chino pretende conseguir la armonia universal la reproduccion del hombre en si mismo yendo mas alla de la materia para encontrar el principio generador de vida La estetica china pretende encontrar el sentido de la vida por medio del arte belleza equivale a armonia a creatividad es un impulso poetico un camino sensorial que lleva a la realizacion de la obra que no tiene finalidad en si sino que va mas alla La belleza es una categoria ontologica que remite a la existencia consiste en alcanzar el sentido con el todo El arte no esta basado en las cualidades sensibles sino en las sugestivas no ha de ser perfecto sino expresar una cualidad que lleve a la totalidad Se pretende captar lo esencial a traves de la parte que sugiere la totalidad el vacio es un complemento de aquello que existe En la filosofia oriental hay una unidad entre materia y espiritu predominando la contemplacion y comunion con la naturaleza por via de adhesion interior de intuicion 227 La estetica china se basa en el simbolismo trascendente de todas sus expresiones artisticas asi como en la profunda relacion que mantienen con la naturaleza toda obra de arte tiende a buscar la esencia vital de seres y objetos apartando su caracter individual para comunicar una relacion intrinseca con el orden de las cosas con el yin y el yang Asi el ser humano es una parte mas de la naturaleza por lo que no se le concede la importancia que tiene en el arte occidental De igual manera se tiende a conceder un especial valor a lo pequeno lo fragil lo fugaz lo anecdotico como partes indisolubles de un todo mucho mayor Este concepto se aprecia en el gusto por el detalle y por plantas y animales de pequeno tamano insectos pajaros flores etc Pero al mismo tiempo tienen un especial valor las grandes manifestaciones de la naturaleza montanas rios cataratas o elementos como la lluvia la nieve o la niebla La representacion del ser humano se suele cenir al retrato especialmente religioso o funerario cuando no es asi por lo general son pequenas figuras inmersas en el paisaje un pescador un campesino un filosofo meditando De igual forma ignoran la perspectiva con una vision completamente subjetiva donde lo que importa es la expresion no la descripcion detallada de la realidad 228 El sentido simbolico del arte chino queda patente asimismo en la caligrafia que esta considerada un arte equiparable a la pintura la escritura china tiene un gran valor estetico pues su trazado depende de la calidad como dibujante del caligrafo percibiendose en sus lineas la expresion emocional del artista La caligrafia busca expresar la vida rechazando la simetria y los movimientos mecanicos en aras de una mayor naturalidad y originalidad Para el escritor como para el pintor su escritura tiene un caracter trascendente cada palabra se convierte en simbolo igual que en pintura cada objeto representado El trazado de una linea no es una simple expresion grafica sino un fin en si mismo Cabe remarcar que los objetos empleados tanto en caligrafia como en pintura plumas papel tinta son los mismos y que el color tiene una importancia relativa otorgandose mas protagonismo a la tinta negra que simboliza la profundidad y el vacio espiritual asi el caracter hsuan significa a la vez negro y esencia inagotable del mundo 229 Japon Editar El puente Ōhashi en Atake bajo una lluvia repentina 1857 de Utagawa Hiroshige El arte japones como el resto de su filosofia o simplemente su forma de ver la vida es propenso a la intuicion la falta de racionalidad la expresion emocional y la sencillez de actos y pensamientos expresados a menudo de forma simbolica Dos de sus caracteristicas distintivas son la simplicidad y la naturalidad las manifestaciones artisticas son reflejo de la naturaleza por lo que no requieren una elaborada produccion sino que se basan en una economia de medios que otorga al arte una gran trascendencia como reflejo de algo mas elevado que queda tan solo esbozado sugerido siendo posteriormente interpretado por el espectador En Japon existe una innata naturalidad en la relacion entre el arte y la naturaleza que para los japoneses es reflejo de su vida interior y la sienten con un delicado sentimiento de melancolia casi de tristeza En especial el transcurrir de las estaciones les provoca una sensacion de transitoriedad viendo en la evolucion de la naturaleza lo efimero de la vida Naturaleza vida y arte estan indisolublemente unidos y la realizacion artistica es un simbolo de la totalidad del universo 230 La estetica japonesa se ha ido desarrollando en paralelo a la evolucion del arte las primeras reflexiones sobre el arte y la belleza provienen de la antiguedad cuando se forjaron los principios creadores de la cultura japonesa y surgieron las principales obras epicas de la literatura japonesa el Kojiki Relatos de cosas antiguas el Nihonshoki Anales de Japon y el Man yōshu Coleccion de diez mil hojas En esta epoca predomino el concepto de sayakeshi puro claro fresco que hacia referencia a un tipo de belleza caracterizada por la simplicidad el frescor una cierta ingenuidad otorgando un valor especial a la belleza efimera transitoria fugaz que evoluciona con el tiempo Posteriormente durante los periodos Nara y Heian la estetica japonesa evoluciono rapidamente gracias a su contacto con la cultura china asi como a la llegada del budismo El principal concepto de esta epoca fue el aware un sentimiento emotivo que sobrecoge al espectador y le lleva a una profunda sensacion de empatia o piedad a su vez el mono no aware transmite un sentimiento de melancolia de tristeza contemplativa derivada de la transitoriedad de las cosas de la belleza efimera que dura un instante y perdura en el recuerdo Esta idea de una busqueda ideal de la belleza de un estado de contemplacion donde se unen el pensamiento y el mundo de los sentidos es caracteristica de la innata sensibilidad japonesa para la belleza y queda patente en la fiesta del Hanami basada en la contemplacion de los cerezos en flor Durante la Edad Media japonesa periodos Kamakura Muromachi y Momoyama en paralelo al militarismo de la sociedad feudal japonesa se impuso el concepto de dō via que ponia enfasis en el proceso creativo del arte en la practica ceremonial de los ritos sociales como se pone de manifiesto en el shodō caligrafia el chadō ceremonia del te el kadō o ikebana el arte de los arreglos florales y el kōdō ceremonia del incienso 231 En estos nuevos conceptos tuvo una influencia decisiva una variante del budismo llamada zen que hacia hincapie en unas determinadas reglas de vida basadas en la meditacion donde la persona pierde la conciencia de si mismo Asi cualquier labor cotidiana trasciende su esencia material para significar una manifestacion espiritual la cual queda reflejada en el movimiento y el paso ritual del tiempo como queda patente en el arte de la jardineria que llego a un grado tal de trascendencia donde el jardin es una vision del cosmos La ambivalencia zen entre el caracter sencillo y la profundidad de una vida trascendente imbuyo de un espiritu de elegancia sencilla wabi no solo al arte sino al comportamiento las relaciones sociales y los aspectos mas cotidianos de la vida Por ultimo en epoca moderna iniciada con el periodo Edo aunque perduran los conceptos anteriores se introducen algunas nuevas categorias esteticas relacionadas con las nuevas clases urbanas que surgen a medida que Japon se va modernizando sui finura de corte espiritual iki elegancia honesta y directa karumi ligereza como cualidad esencial bajo la cual se alcanza lo profundo de las cosas shiori belleza nostalgica hosomi delicadeza que llega hasta la esencia de las cosas y sabi belleza simple despojada sin adornos ni artificios Esta ultima entronco con el concepto anterior de wabi creando una nueva nocion llamada wabi sabi la trascendencia de la simplicidad donde la belleza reside en la imperfeccion en lo incompleto basada en la fugacidad e impermanencia 232 Africa Editar Escultura nok Los estudios de estetica aplicados al arte africano tienen el inconveniente de una evidente ausencia de reflexiones por escrito Si la filosofia del arte se puede dividir en teoria de la creacion artistica y teoria de la percepcion estetica en Africa la falta de fuentes escritas provoca la practica imposibilidad de la primera acepcion Asi para designar la estetica aplicada a formas culturales ajenas a la escritura se forjo el termino etnoestetica concepto de filiacion occidental no exento de un cierto eurocentrismo La mayoria de estudios realizados sobre la percepcion estetica en las culturas africanas estan vinculados a la antropologia centrados en el estudio particular de una cultura o bien en el analisis comparativo de diversas manifestaciones culturales Debido a la multiplicidad de etnias y culturas repartidas por todo el continente la mayoria de analisis se centran en el estudio comparativo y sintetico de las diversas manifestaciones artisticas africanas para establecer unos criterios comunes que permitan hablar de una estetica africana termino introducido por Susan M Vogel 233 que no deja de tener un caracter algo simplista 234 Segun estas premisas se pueden percibir en el arte africano en general unos cuantos conceptos en comun como serian el naturalismo que no implica realismo sino inspiracion en formas naturales la busqueda del equilibrio y la proporcion la simetria la originalidad el geometrismo la estilizacion el expresionismo la tendencia al paidomorfismo imagenes en forma de nino por la preferencia hacia la juventud como edad ideal del ser humano la busqueda de la tridimensionalidad en escultura con una cierta tendencia a la frontalidad el gusto por la forma redonda la predileccion por la claridad la luminosidad el lustre la pulidez el rechazo de la rugosidad que relacionan a la enfermedad etc Tambien hay que mencionar la indisoluble relacion del arte con multiples creencias religiosas ritos y ceremonias de diversa indole desde la magia hasta el animismo de ahi la importancia de mascaras y fetiches siendo el arte la principal manifestacion cultural de numerosos pueblos africanos Asimismo el arte esta interrelacionado con la naturaleza ya que para la mayoria de pueblos africanos los elementos naturales tienen caracter sagrado y pueden ser fuerzas beneficas o destructoras Por ultimo cabe remarcar que el arte africano influyo poderosamente en las vanguardias artisticas europeas de principios del siglo XX debido al colonialismo y a la apertura de numerosos museos de etnologia en la mayoria de ciudades europeas En particular a los jovenes artistas europeos les intereso vivamente la estilizacion geometrica de la escultura africana su caracter expresivo y su aire primitivo original espontaneo subjetivo producto de una fuerte interrelacion entre la naturaleza y el ser humano 235 Vease tambien EditarEstetica Arte Belleza Sublime Pintoresco Kitsch Cualidades esteticas Estetica de la luz Estetica como ciencia de la expresion y linguistica general Principios de Estetica Historia de las Ideas Esteticas en EspanaReferencias EditarNotas Alexander Gottlieb Baumgarten definio en su obra Reflexiones filosoficas acerca de la poesia 1735 a la estetica como la ciencia del conocimiento sensitivo una ciencia que dirija la facultad cognoscitiva inferior para el conocimiento sensible de las cosas Bozal 2000 p 66 Denominacion introducida por Hegel quien inicio los estudios de la estetica aplicada al arte Posteriormente Max Dessoir califico la estetica como la ciencia general del arte allgemeine Kunstwissenschaft Souriau 1998 p 537 En Contra los Academicos San Agustin planteo un mito segun el cual filosofia y filocalia eran hermanas que vivian en el mundo de las ideas pero la filocalia atraida por la luz perdio las alas y cayo a la tierra quedando reducida a la forma Tatarkiewicz 2000 p 59 Mas adelante en el siglo XII Juan de Salisbury planteo un mito parecido con tres hermanas filosofia filologia y filocalia hijas de la idea Tatarkiewicz 2000 p 218 En realidad la distincion entre estetica e historia del arte es una division contemporanea ya que en sus inicios la estetica no se ocupaba de la temporalidad del arte o los juicios de gusto sino que estudiaba las ideas esteticas de una forma general y conceptual Souriau 1998 p 536 En la antigua Grecia se empleaba la palabra bello mas para cualidades morales que no esteticas mientras que lo que nosotros consideramos actualmente belleza ellos lo describian mas con conceptos como armonia ἁrmonia euritmia eὐry8mia o simetria symmetria no entendida como la actual simetria sino como conmensurabilidad medida adecuada Tatarkiewicz 2000 p 12 Este concepto proviene de una frase de la poetisa Safo el bello resulta bueno pero el que es bueno al punto tambien sera hermoso Tatarkiewicz 2000 p 38 Hipias mayor es el primer documento escrito que supone un intento de definicion de la belleza no por lo que existe bellamente sino porque y por lo que una cosa parece bella ti ἐpi kalon ὄti ἐpὶ tὸ kalon 287 d5 d6 Souriau 1998 p 888 El termino catarsis ka8arsis purificacion proviene de la frase a traves de la piedad y el miedo se realiza la purgacion propia de esas emociones di ἐleoy kaὶ foboy perainoysa tὴn tῶn toioytwn pa8hmatwn ka8arsin Poetica cap VI 499 b 27 Souriau 1998 p 246 El escritor y filologo renacentista Giulio Cesare Scaligero se baso en esta teoria de Aristoteles para establecer en su Poetica 1561 las llamadas tres unidades del drama espacio tiempo y accion Beardsley y Hospers 1990 p 45 En griego pa8os pathos significa pasion y originalmente se asociaba a la retorica Aristoteles senalo en su Poetica que era un estado emocional propio del orador que puede contagiarse a los oyentes y que tambien se encuentra en algunos personajes de obras dramaticas Sin embargo con el tiempo se denomino patetico a cualquier sentimiento exacerbado grandilocuente Souriau 1998 p 871 La mayoria de historiadores situa el inicio de la Edad Media en el ano 476 fecha en que se produjo la disolucion del Imperio Romano Sin embargo a nivel cultural y filosofico y logicamente estetico es mas remarcable la transicion del pensamiento clasico grecorromano al cristiano por lo que se suele englobar dentro de la estetica medieval todas las reflexiones realizadas al respecto por autores cristianos aun siendo anteriores a la caida de Roma Tatarkiewicz 1989 pp 5 7 Segun Max Dvorak Kunstgeschichte als Geistesgeschichte 1924 la Edad Media instauro un nuevo concepto de la belleza el tercero en el desarrollo de la cultura occidental de la belleza fisica de la antiguedad clasica y la psiquica del cristianismo primitivo se paso en la Edad Media a una belleza psicofisica sintesis de las dos anteriores Tatarkiewicz 1989 p 151 El Renacimiento cabe entenderlo por un lado como renovacion de la humanidad renovatio hominis y como renovacion del pasado renovatio antiquitatis Tatarkiewicz 1989 p 48 Ficino llego a un grado tal de trascendencia en el terreno de la estetica que para Monroe Beardsley creo una religion neoplatonica del arte Givone 2001 p 23 La palabra deriva del termino italiano maniera que significaba estilo y que fue introducido por Giorgio Vasari en sus biografias de artistas para denotar el estilo gracil y equilibrado de los artistas de su tiempo Chilvers 2007 p 593 El termino barroco proviene de un vocablo de origen portugues donde a las perlas que tenian alguna deformidad se las denominaba perlas barruecas siendo en origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso grandilocuente excesivamente recargado Aunque se suele entender como un periodo artistico especifico desarrollado en el siglo XVII y extensible en algunos lugares a principios del siglo XVIII estilisticamente barroco tambien indica cualquier estilo artistico contrapuesto al clasicismo concepto introducido por Heinrich Wolfflin en Kunstgeschichtliche Grundbegriffe 1915 Souriau 1998 p 182 El concepto de agudeza proviene del espanol Baltasar Gracian Agudeza y arte de ingenio 1642 pero fue desarrollado por Emanuele Tesauro Cannocchiate aristotelico o sia Idea dell arguta ed ingeniosa elocuzione che serve a tutta l arte oratoria lapidaria e simbolica 1655 para el que seria la madre de todo concepto ingenioso clarisima luz de la oratoria y de la elocucion poetica espiritu vital de las paginas muertas agradabilisimo condimento de la conversacion esfuerzo ultimo del intelecto vestigio de la divinidad en el alma humana Givone 2001 p 27 La influencia cartesiana se encuentra en numerosas obras de la epoca relacionadas con la estetica como De arte graphica 1668 de Charles Du Fresnoy L Art poetique 1674 de Nicolas Boileau Despreaux Essay on Criticism 1711 de Alexander Pope y Traite de l harmonie reduite a ses principes naturels 1722 de Jean Philippe Rameau Beardsley y Hospers 1990 p 46 Segun Peter Szondi Poetik und Geschichtphilosophie Hegel debia pensar que el arte deja de existir en el momento en que se hace reflexivo Souriau 1998 p 639 Esta afirmacion es valida sobre todo en Alemania y Reino Unido aunque en Francia el romanticismo surgio antes en pintura que en literatura con La balsa de la Medusa 1819 de Theodore Gericault que segun Louis Reau oponia al bello ideal la belleza expresiva El caracter multidisciplinar del romanticismo queda significativamente sintetizado por la famosa frase de Theophile Gautier Delacroix forma con Victor Hugo y Berlioz la Trinidad del arte romantico Delacroix era pintor Hugo escritor y Berlioz musico Souriau 1998 p 966 En el romanticismo surgieron numerosas categorias esteticas como lo poetico lo misterioso lo fantastico lo magico lo caballeresco lo trovadoresco lo exotico lo agreste lo nocturno lo macabro lo extrano lo grotesco lo dramatico lo frenetico lo humoristico etc Souriau 1998 p 970 El principio de individuacion es decir Apolo entendido como orden y medida frente al caos personalizado por Dioniso Bozal 2000 p 352 El modernismo recibio diversos nombres segun el lugar de procedencia Art Nouveau en Francia Modern Style en Reino Unido Jugendstil en Alemania Sezession en Austria Liberty en Italia etc Chilvers 2007 p 61 En Malestar en la civilizacion 1930 Freud afirmo que la ciencia estetica investiga las condiciones bajo las cuales se sienten como bellas las cosas pero ha sido incapaz de explicar la naturaleza y el origen de la belleza y como suele suceder el problema se esconde bajo una capa de palabras altisonantes y huecas Souriau 1998 p 600 El neokantismo o neocriticismo es una corriente filosofica surgida en Alemania a finales del siglo XIX que en oposicion a la metafisica poskantiana pretendio el retorno a los postulados de Kant defendiendo una epistemologia positivista y una moral basada en el deber Julia 1995 p 208 Actualmente existe mucha controversia sobre si efectivamente el proyecto moderno esta superado o no ciertamente existe poca perspectiva historica para poder establecer una ruptura con el periodo anterior e iniciar una nueva era tan solo la distancia en el tiempo y un mas profundo analisis podran establecerlo La historiografia no esta de acuerdo en marcar tan rapidamente diferencias y rupturas entre ambos periodos incluso algunos historiadores ven una relacion intrinseca entre ellos Valeriano Bozal afirma que no hay ruptura entre modernidad y postmodernidad sino una interrelacion entre ambas la postmodernidad seria una etapa de la modernidad una fase de reflexion sobre si misma Valeriano Bozal 1993 Modernos y postmodernos revista formato requiere url ayuda Madrid Historia 16 pp 8 18 Referencias Tatarkiewicz 2000 pp 11 12 Givone 2001 p 14 Enrique Pelaez Malagon Introduccion a la historia de la estetica Consultado el 15 de mayo de 2011 Eco 2004 p 39 Beardsley y Hospers 1990 pp 17 18 Tatarkiewicz 2000 pp 96 108 Beardsley y Hospers 1990 p 19 21 Tatarkiewicz 2000 pp 119 120 Marias 2001 pp 46 47 Beardsley y Hospers 1990 p 22 Eco 2004 p 48 50 Tatarkiewicz 2000 p 120 Tatarkiewicz 2000 p 119 Marias 2001 p 59 Tatarkiewicz y 2000 p 159 Beardsley y Hospers 1990 pp 30 31 Beardsley y Hospers 1990 pp 27 28 Beardsley y Hospers 1990 p 29 Tatarkiewicz 2000 pp 158 Antiguedad Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2006 Consultado el 3 de abril de 2011 Marias 2001 pp 83 85 Marias 2001 p 89 Beardsley y Hospers 1990 pp 32 33 Tatarkiewicz 2000 pp 196 199 Marias 2001 p 92 Beardsley y Hospers 1990 p 33 Tatarkiewicz 2000 pp 189 192 Beardsley y Hospers 1990 p 35 Beardsley y Hospers 1990 p 34 Givone 2001 pp 22 23 Eco 2004 p 184 Tatarkiewicz 2000 p 185 Tatarkiewicz 2000 p 210 216 Tatarkiewicz 2000 pp 280 288 Tatarkiewicz 2000 p 318 Eco 2004 p 278 Beardsley y Hospers 1990 pp 41 42 Tatarkiewicz 1989 pp 8 15 Tatarkiewicz 1989 p 6 Tatarkiewicz 1989 pp 30 36 Tatarkiewicz y 1989 p 36 Tatarkiewicz 1989 pp 18 20 Beardsley y Hospers 1990 pp 37 38 a b Joan Campas Montaner Textos de estetica altomedieval Archivado desde el original el 7 de octubre de 2011 Consultado el 3 de abril de 2011 Tatarkiewicz 1989 pp 83 86 Tatarkiewicz 1989 pp 87 88 Tatarkiewicz 1989 pp 98 101 Eco 2004 p 121 Tatarkiewicz 1989 pp 201 202 Eco 2004 p 125 Tatarkiewicz 1989 pp 225 231 Marias 2001 pp 156 157 Tatarkiewicz 1989 pp 252 253 Beardsley y Hospers 1990 pp 39 40 Texto latino de la Summa Theologiae P ulchrum in debita proportione consistit quia sensus delectatur in rebus debite proportionatis Tatarkiewicz 1989 pp 293 295 Eco 2004 pp 176 178 Tatarkiewicz 1991 pp 39 40 Beardsley y Hospers 1990 p 44 Tatarkiewicz 1991 p 71 Tatarkiewicz 1991 pp 158 163 Tatarkiewicz 1991 pp 80 81 Tatarkiewicz 1991 p 134 Tatarkiewicz 1991 p 151 Tatarkiewicz 1991 p 291 Eco 2004 p 214 Marias 2001 p 185 Tatarkiewicz 1991 p 176 Tatarkiewicz 1991 pp 194 195 Tatarkiewicz 1991 pp 367 368 Tatarkiewicz 1991 p 378 Eco 2004 p 229 Tatarkiewicz 1991 pp 382 383 Tatarkiewicz 1991 p 383 Tatarkiewicz 1991 pp 384 386 Tatarkiewicz 1991 p 436 Marias 2001 pp 206 208 Bozal 2000 p 72 Tatarkiewicz 1991 p 471 477 Givone 2001 p 31 Eco 2004 pp 244 246 Marias 2001 pp 242 243 Beardsley y Hospers 1990 p 52 Sonia Cuenca Esteve 10 de marzo de 2011 Frase sobre la relatividad de la belleza Consultado el 3 de abril de 2011 Bozal 2000 pp 48 51 Beardsley y Hospers 1990 p 53 Bozal 2000 p 34 Beardsley y Hospers 1990 pp 52 53 Eco 2004 p 290 Beardsley y Hospers 1990 p 55 56 Bozal 2000 p 21 Marias 2001 pp 253 254 Tatarkiewicz 1991 p 556 Marias 2001 p 255 Bozal 2000 p 23 Marias 2001 pp 257 258 Beardsley y Hospers 1990 pp 48 49 Bozal 2000 pp 150 154 Bozal 2000 p 30 Beardsley y Hospers 1990 p 49 Carlos Arturo Fernandez Uribe Concepto de arte e idea de progreso en la historia del arte Consultado el 3 de abril de 2011 Bozal 2000 pp 89 94 Peter Moller entrada Deutscher Idealismus en philolex de en aleman Enlace consultado el 24 de junio de 2011 Max Apel y Peter Ludz Philosophisches Worterbuch Berlin Nueva York Walter de Gruyter 1976 6ª ed ISBN 3 11 006729 3 entrada Idealismus p 134 Idealismus 1 metaphysisch die Anschauung dass alles wahrhaft Wirkliche nur ideellen geistigen Wesens sei p 135 2 Erkenntnistheoretisch die Lehre dass die Erkenntnis sich nicht auf transzendente Dinge bezieht sondern vom erkennenden Subjekt bedingt innerhalb der Denkinhalte bleibt Estos autores tambien definen el idealismo aleman p 134 como creado esencialmente a partir de las ideas de Lessing Herder Schiller y Holderlin y a partir de la critica de la filosofia kantiana La distincion entre idealismo en sentido gnoseologico y en sentido metafisico tambien aparece en Jose Ferrater Mora Diccionario de filosofia abreviado Barcelona Edhasa 1976 26ª reimpr 2001 ISBN 84 350 1442 8 p 174 col 1 ambos aspectos en principio independientes entre si pero a menudo unidos caracterizan lo que Ferrater denomina idealismo filosofico por oposicion al idealismo etico politico Jose Ferrater Mora Diccionario de filosofia abreviado Barcelona Edhasa 1976 26ª reimpr 2001 ISBN 84 350 1442 8 p 175 col 1 Beardsley y Hospers 1990 p 58 Souriau 1998 p 726 Bozal 2000 pp 186 190 Beardsley y Hospers 1990 p 59 Souriau 1998 pp 727 728 Cf Kant Critica del juicio 25 27 Givone 2001 p 41 Abril Canizares Fernandez 22 de mayo de 2002 Arte una forma de libertad Consultado el 3 de abril de 2011 Beardsley y Hospers 1990 p 62 Givone 2001 p 74 77 Marias 2001 pp 297 300 Givone 2001 pp 42 44 Marias 2001 p 304 305 Beardsley y Hospers 1990 p 63 Marias 2001 pp 308 315 Beardsley y Hospers 1990 p 64 Givone 2001 pp 50 54 La expresion de la belleza 7 de marzo de 2011 Consultado el 3 de abril de 2011 Marias 2001 p 263 Beardsley y Hospers 1990 p 65 Eco 2004 p 321 Eco 2004 p 285 Givone 2001 p 78 79 Givone 2001 pp 79 82 Givone 2001 pp 62 64 Givone 2001 p 65 66 Givone 2001 pp 68 69 Givone 2001 pp 70 71 Givone 2001 pp 72 73 Bozal 2000 p 257 Bozal 2000 pp 260 261 Beardsley y Hospers 1990 p 66 Bozal 2000 p 202 Bozal 2000 pp 320 321 Givone 2001 p 87 Givone 2001 pp 85 86 Eco 2004 p 135 Givone 2001 pp 88 91 Cf A Schopenhauer El mundo como voluntad y representacion vol I libro I passim para la doctrina de la representacion o fenomeno como ilusion Maya cf especialmente el 5 Cf por ejemplo A Schopenhauer El mundo vol I lib II 18 Marias 2001 p 329 Schopenhauer El mundo vol I lib II 25 y 26 lib III 30ss Souriau 1998 p 661 Beardsley y Hospers 1990 p 68 Bozal 2000 pp 370 373 a b Souriau 1998 p 826 Marias 2001 pp 352 354 Beardsley y Hospers 1990 p 69 Souriau 1998 p 827 Bozal 2000 p 363 La voluntad de poder Consultado el 2 de agosto de 2012 Eco 2004 p 329 Beardsley y Hospers 1990 p 70 Eco 2004 p 333 Eco 2004 pp 336 337 Givone 2001 p 114 Eco 2004 p 340 Poe Edgar Allan Escritos sobre poesia y poetica Hiperion Madrid 2001 ISBN 84 7517 681 X p 18 19 Bozal 2000 pp 324 329 Beardsley y Hospers 1990 p 71 Givone 2001 pp 102 104 Givone 2001 pp 112 113 Eco 2004 p 363 Eco 2004 pp 368 372 Beardsley y Hospers 1990 p 73 Givone 2001 pp 105 106 Givone 2001 pp 106 107 Givone 2001 p 107 Eco 2007 pp 311 313 Givone 2001 pp 108 109 Givone 2001 pp 110 111 Bozal 2000 p 377 Bozal 2000 pp 379 380 Bozal 2000 pp 382 384 Eco 2004 pp 415 417 Eco 2004 p 406 Souriau 1998 p 730 Eco 2007 pp 408 418 Eco 2004 p 417 Bozal 1999 pp 255 258 Bozal 1999 pp 262 263 Bozal 1999 pp 293 295 Bozal 1999 pp 314 323 Givone 2001 pp 141 145 Marias 2001 pp 377 378 Bozal 1999 pp 249 252 Souriau 1998 p 766 Beardsley y Hospers 1990 pp 79 80 Souriau 1998 pp 769 770 Givone 2001 pp 117 118 El postmodernismo Consultado el 3 de abril de 2011 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Bozal 1999 pp 185 188 Givone 2001 pp 122 124 Givone 2001 pp 125 127 Givone 2001 p 127 Beardsley y Hospers 1990 pp 75 76 Givone 2001 pp 129 131 Bozal 1999 pp 468 472 Marias 2001 p 435 Givone 2001 pp 222 230 Beardsley y Hospers 1990 pp 82 83 La Psicologia de la Gestalt Consultado el 15 de marzo de 2009 Bozal 1999 pp 92 104 Beardsley y Hospers 1990 pp 76 77 Beardsley y Hospers 1990 p 78 Givone 2001 pp 132 133 Givone 2001 pp 151 153 Givone 2001 p 154 Beardsley y Hospers 1990 pp 80 81 Givone 2001 pp 135 136 Givone 2001 pp 137 138 Marias 2001 p 424 Givone 2001 pp 155 158 Givone 2001 pp 159 161 Valeriano Bozal 1993 Modernos y postmodernos revista formato requiere url ayuda Madrid Historia 16 pp 8 18 The Arab Contribution to Islamic Art From the Seventh to the Fifteenth Centuries Wijdan Ali American Univ in Cairo Press 1999 ISBN 977 424 476 1 Porras Gil 2010 p 11 Porras Gil 2010 p 20 35 Garcia Ormaechea 1989 pp 5 8 Garcia Ormaechea 1989 pp 58 61 Vicente Camarasa La estetica zen Ideas para meditar Consultado el 15 de marzo de 2009 Riviere 2000 pp 59 67 Riviere 2000 pp 48 56 Gutierrez 1999 pp 13 28 Taisen Deshimaru Zen y arte la doble via Consultado el 22 de enero de 2011 Souriau 1998 pp 707 710 Susan M Vogel African aesthetics Center for African Art Nueva York 1986 Kerchache Paudrat y Stephan 1999 pp 218 232 Huera 1996 pp 12 17 BibliografiaBeardsley Monroe C Hospers John 1990 Estetica Historia y fundamentos Catedra Madrid ISBN 84 376 0085 5 Bozal Valeriano 2000 Historia de las ideas esteticas y de las teorias artisticas contemporaneas vol I Visor Madrid ISBN 84 7774 580 3 Bozal Valeriano 1999 Historia de las ideas esteticas y de las teorias artisticas contemporaneas vol II Visor Madrid ISBN 84 7774 581 1 Chilvers Ian 2007 Diccionario de arte Alianza Editorial Madrid ISBN 978 84 206 6170 4 Croce Benedetto 1997 Estetica como ciencia de la expresion y linguistica general Teoria e Historia de la Estetica Malaga Agora 1997 1ª ed 1906 Eco Umberto 2004 Historia de la belleza Lumen Barcelona ISBN 84 264 1468 0 Eco Umberto 2007 Historia de la fealdad Lumen Barcelona ISBN 978 84 264 1634 6 Ferrater Mora Jose 1986 Diccionario de filosofia abreviado Edhasa Barcelona ISBN 84 350 1516 5 Garcia Ormaechea Carmen 1989 El arte indio Historia 16 Madrid Givone Sergio 2001 Historia de la estetica Tecnos Madrid ISBN 84 309 1897 3 Gutierrez Fernando G 1999 El arte del Japon Col Summa Artis Espasa Calpe Madrid ISBN 84 239 5221 5 Huera Carmen 1996 Como reconocer el arte negroafricano Edunsa Barcelona ISBN 84 7747 125 8 Julia Didier 1995 Diccionario de filosofia Larousse Barcelona ISBN 84 8016 164 7 Kerchache Jacques Paudrat Jean Louis Stephan Lucien 1999 Summa Artis XLIII Arte africano Espasa Calpe Madrid ISBN 84 239 5486 2 Marias Julian 2001 Historia de la filosofia Alianza Editorial Madrid ISBN 84 206 8183 0 Menendez Pelayo Marcelino 1974 Historia de las Ideas Esteticas en Espana CSIC Madrid 2 vols 1ª ed 1883 Porras Gil Concepcion 2010 Arte islamico Creaciones Vincent Gabrielle Madrid ISBN 978 84 92987 00 9 Riviere Jean Roger 2000 Summa Artis Arte de la China Espasa Calpe Madrid ISBN 84 239 5220 7 Souriau Etienne 1998 Diccionario Akal de Estetica Akal Madrid ISBN 84 460 0832 7 Tatarkiewicz Wladyslaw 2000 Historia de la estetica I La estetica antigua Akal Madrid ISBN 84 7600 240 8 Tatarkiewicz Wladyslaw 1989 Historia de la estetica II La estetica medieval Akal Madrid ISBN 84 7600 407 9 Tatarkiewicz Wladyslaw 1991 Historia de la estetica III La estetica moderna 1400 1700 Akal Madrid ISBN 84 7600 669 1 Enlaces externos EditarIntroduccion a la Historia de la estetica Datos Q3773025Obtenido de https es wikipedia org w index php title Historia de la estetica amp oldid 135278706, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos