fbpx
Wikipedia

Teoría del arte

La teoría del arte (también teoría de las artes) es una disciplina académica que engloba toda descripción de las manifestaciones artísticas (fenómenos artísticos u obras de arte), empezando por su consideración o aceptación como tales, en todos los géneros del arte, pero especialmente de las llamadas bellas artes (que incluyen tanto las artes visuales -pintura, escultura y arquitectura- como la literatura, la música u otras artes escénicas).

La escuela de Atenas, de Rafael, muestra el alto grado de teorización que había alcanzado el arte durante el Renacimiento pleno, en vísperas del manierismo. Los artistas (humanistas completos, a la vez arquitectos, escultores y pintores, pero también poetas y filósofos) veían su arte como un oficio sublime, y a sí mismos como intelectuales comparables a los más reputados sabios de la Antigüedad, cuyos personajes encarnan en esta obra (confrontada en las Estancias del Vaticano a La disputa del Sacramento). El debate de los antiguos y los modernos, que proviene de la escolástica medieval, encauzará ese tema, decisivo para la crisis de la conciencia europea que condujo a la Ilustración y la ciencia moderna.
El taller del pintor, de Gustave Courbet, 1855. El realismo desafía al academicismo con este manifiesto en que el pintor se precia de rodearse de personajes sacados de todas las extracciones sociales.
Coche pintado por Andy Warhol (1979). El pop art y, antes que él, también el surrealismo o la abstracción, son idóneos para un concepto de arte implicado en la producción.[1]​ La reproducción en serie puede ser un camino de ida y vuelta (Lata de sopa Campbell's) y la conexión con el espectáculo, el deporte y los medios de comunicación de masas pueden ser algo natural. Ya el manifiesto futurista de Marinetti (1909) había sentenciado que un automóvil de carreras es más bello que la Victoria de Samotracia.

En cambio, las llamadas artes aplicadas (también denominadas artes menores, artes decorativas o artes y oficios) han merecido históricamente un aprecio menor (junto al de otras artesanías y por oposición a las mejor valoradas artes liberales), aunque desde finales del siglo XIX se han reivindicado (movimiento de Arts and Crafts) y desde el siglo XX han alcanzado la etiqueta de diseño, cuya generalización a cualquier ámbito de la creación y la producción o incluso de los servicios corre el peligro de aplicarse sin criterio de forma abusiva e incluso ridícula, desvirtuando su contenido.

Las teorías del arte analizan este desde un punto de vista teórico y normativo, proporcionando una metodología para desvelar el significado de sus obras. El marco filosófico en el que puede situarse cada versión de la teoría del arte está estrechamente vinculado a diferentes interpretaciones de la estética, dado que la reflexión en torno a la esencia y función del arte mismo se encontraría en la frontera entre ambas disciplinas, de difícil deslinde.

Desde un punto de vista valorativo, la aplicación individual o social de una teoría del arte se denomina gusto artístico.

Teoría del arte en la historia

Con algunas excepciones, como la civilización china, en la que existe una tradición de teoría del arte desde el siglo VI (los Seis Principios de la Pintura de Xie He), la inmensa mayoría de la producción escrita sobre teoría del arte ha correspondido históricamente a la civilización occidental.

Concepto de arte en la civilización occidental

 
Atributos de la pintura, la escultura y la arquitectura (1769), de Anne Vallayer-Coster.

La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas.

A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte, entre ellas: «el arte es el recto ordenamiento de la razón» (Tomás de Aquino); «el arte es aquello que establece su propia regla» (Schiller); «el arte es el estilo» (Max Dvořák); «el arte es expresión de la sociedad» (John Ruskin); «el arte es la libertad del genio» (Adolf Loos); «el arte es la idea» (Marcel Duchamp); «el arte es la novedad» (Jean Dubuffet); «el arte es la acción, la vida» (Joseph Beuys); «arte es todo aquello que los hombres llaman arte» (Dino Formaggio),«arte es vida,vida es arte» (Wolf Vostell).

El concepto ha ido variando con el paso del tiempo: hasta el Renacimiento, arte solo se consideraban las artes liberales; la arquitectura, la escultura y la pintura eran “manualidades”.

El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. Su función puede variar desde la más práctica hasta la ornamental, puede tener un contenido religioso o simplemente estético, puede ser duradero o efímero.

En el siglo XX se pierde incluso el sustrato material: decía Beuys que la vida es un medio de expresión artística, destacando el aspecto vital, la acción. Así, todo el mundo es capaz de ser artista.

El término arte procede del latín ars, y es el equivalente al término griego τέχυη (téchne, de donde proviene ‘técnica’). Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas eran tanto el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor o el poeta. Con el tiempo la derivación latina (ars -> arte) se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo; y la derivación griega (téchne -> técnica), para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso.[2]​ En la actualidad, es difícil encontrar que ambos términos (arte y técnica) se confundan o utilicen como sinónimos.

Edades Antigua y Medieval

Desde Platón hasta el siglo XIX existía un consenso genérico en la literatura culta sobre qué era arte y qué perseguía, cuyo referente fue desde el inicio la Poética de Aristóteles, y posteriormente los textos latinos del arquitecto Vitrubio o los dramaturgos Terencio y Plauto. La imitación (mímesis) de la naturaleza y la identificación de la belleza con los principios de verdad y bondad (paralelismo de estética y ética, función moral y utilitaria del arte) solían ser las ideas más consideradas. En la Antigüedad Tardía la cristianización (que filosóficamente consistió en la conciliación del neoplatonismo con los textos bíblicos a través de la patrística) colocó el arte bajo sospecha, como a todo lo material. El periodo medieval vio distintas formas de aprecio y desprecio de las artes (estética cisterciense de Bernardo de Claraval, diversas consideraciones de los pensadores escolásticos en la universidad medieval) que, de forma extrema, llegaron a la iconoclastia de un determinado periodo del arte bizantino, y a la ausencia (o muy limitada presencia) de arte figurativo en el arte islámico.

En la antigüedad clásica grecorromana, una de las principales cunas de la civilización occidental y primera cultura que reflexionó sobre el arte, se consideraba el arte como una habilidad del ser humano en cualquier terreno productivo, siendo prácticamente un sinónimo de ‘destreza’: destreza para construir un objeto, para comandar un ejército, para convencer al público en un debate, o para efectuar mediciones agrónomas. En definitiva, cualquier habilidad sujeta a reglas, a preceptos específicos que la hacen objeto de aprendizaje y de evolución y perfeccionamiento técnico. En cambio, la poesía, que venía de la inspiración, no estaba catalogada como arte. Así, Aristóteles, por ejemplo, definió el arte como aquella «permanente disposición a producir cosas de un modo racional», y Quintiliano estableció que era aquello «que está basado en un método y un orden» (via et ordine).[3]Platón, en el Protágoras, habló del arte, opinando que es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia, a través de un aprendizaje. Para Platón, el arte tiene un sentido general, es la capacidad creadora del ser humano.[4]Casiodoro destacó en el arte su aspecto productivo, conforme a reglas, señalando tres objetivos principales del arte: enseñar (doceat), conmover (moveat) y complacer (delectet).[5]

Edad Moderna

El Renacimiento de los siglos XV y XVI, además de permitir la valoración social del artista como humanista que reflexionaba teóricamente sobre su propio arte, significó una minusvaloración del arte medieval (despreciado como gótico) y una revalorización la Antigüedad clásica grecorromana, o al menos de lo que se reconstruyó como su canon. Todo ello se fijó e institucionalizó con el clasicismo de los siglos XVII y XVIII en las instituciones académicas (academicismo). La Revolución francesa significó la alteración de ese marco, de forma paralela al desmantelamiento del Antiguo Régimen y a la irrupción del concepto de libertad en el arte de manos del Romanticismo, cuyo concepto de belleza incluía también la vertiente atormentada que representa la novela gótica o las Pinturas negras de Goya.

Durante el Renacimiento se empezó a gestar un cambio de mentalidad, separando los oficios y las ciencias de las artes, donde se incluyó por primera vez a la poesía, considerada hasta entonces un tipo de filosofía o incluso de profecía –para lo que fue determinante la publicación en 1549 de la traducción italiana de la Poética de Aristóteles–. En este cambio influyó la situación social del artista del Renacimiento, más valorado que sus antecesores por cuanto los productos que elabora adquieren un nuevo estatus de objetos destinados a un consumo estético. Ello es debido al interés que los nobles y ricos prohombres italianos tenían por la belleza, que se convierte a la vez en un medio de destacar socialmente, incrementando el mecenazgo artístico y fomentando el coleccionismo.[6]​ Surgieron en ese contexto varios tratados teóricos acerca del arte, como los de Leon Battista Alberti (De Pictura, 1436-1439; De re aedificatoria, 1450; y De Statua, 1460), o Los Comentarios (1447) de Lorenzo Ghiberti. Alberti recibió la influencia aristotélica, pretendiendo aportar una base científica al arte. Habló de decorum, el tratamiento del artista para adecuar los objetos y temas artísticos a un sentido mesurado, perfeccionista. Ghiberti fue el primero en periodificar la historia del arte, distinguiendo antigüedad clásica, periodo medieval y lo que llamó “renacer de las artes”.[7]

Con el manierismo comenzó el arte moderno: las cosas ya no se representan tal como son, sino tal como las ve el artista. La belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista, basada en la ciencia, a las múltiples bellezas del manierismo, derivadas de la naturaleza. Apareció en el arte un nuevo componente de imaginación, reflejando tanto lo fantástico como lo grotesco, como se puede percibir en la obra de Brueghel o Arcimboldo. Giordano Bruno fue uno de los primeros pensadores que prefiguró las ideas modernas: decía que la creación es infinita, no hay centro ni límites –ni Dios ni el hombre–, todo es movimiento, dinamismo. Para Bruno, hay tantos artes como artistas, introduciendo la idea de originalidad del artista. El arte no tiene normas, no se aprende, sino que viene de la inspiración.[8]

Los siguientes avances se hicieron en el siglo XVIII con la Ilustración, donde comenzó a producirse cierta autonomía del hecho artístico: el arte se alejó de la religión y de la representación del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista, centrándose más en las cualidades sensibles de la obra que no en su significado.[9]Jean-Baptiste Dubos, en Reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura (1719), abrió el camino hacia la relatividad del gusto, razonando que la estética no viene dada por la razón, sino por los sentimientos. Así, para Dubos el arte conmueve, llega al espíritu de una forma más directa e inmediata que el conocimiento racional. Dubos hizo posible la democratización del gusto, oponiéndose a la reglamentación académica, e introdujo la figura del ‘genio’, como atributo dado por la naturaleza, que está más allá de las reglas.

 
El tribunal de los Uffizi (1772-1778), de Johann Zoffany.

Edad Contemporánea

A la diversidad de teorías de arte, frecuentemente antagónicas, se sumaron las construcciones de la historiografía del arte convertido en una disciplina universitaria, con un fuerte predominio de autores de habla alemana, que convirtió a la historia del arte en una ciencia social.

En un campo muy próximo también se situó la crítica de arte como función estrechamente vinculada al mercado artístico, de modo similar a como la crítica literaria lo está al mundo editorial y la crítica musical al negocio del espectáculo (show business).

La fijación del gusto academicista en los premios y exposiciones (como el Salón de París) tuvo su reacción en convocatorias alternativas como el Salon des Refusés (Salón de los Rechazados, 1863) que fueron creando un nuevo concepto de arte independiente que a su vez se institucionalizó y quedó sometido a nuevas críticas y rupturas generacionales.

Después de la decisiva ruptura de los esquemas artísticos que supuso el impresionismo de finales del siglo XIX y las sucesivas vanguardias artísticas del siglo XX (cada una de ellas teorizando conscientemente sobre sí misma y su lugar en el arte mediante manifiestos), se fijaron nuevos conceptos de arte moderno y arte contemporáneo, cuyo significado y teoría del arte son cualquier cosa menos algo unívoco. Arte moderno no es el arte de la Edad Moderna, sino nuestro arte contemporáneo, o incluso no todo el arte contemporáneo, sino solo el que estéticamente responde a los imprecisos requisitos que definen la ruptura estética contra el academicismo. Esta se da no con la modernidad (cuyo comienzo se podría establecer cronológicamente desde el siglo XV), sino con la aplicación del término libertad al arte (lo que podría localizarse desde el siglo XIX, y no en todos los artistas o estilos).

La reflexión teórica en torno al arte seguía siendo uno de los objetos centrales del pensamiento y la filosofía, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, como reacción a la radical transformación tanto del arte contemporáneo como de la sociedad contemporánea (sociedad industrial, de masas o de consumo) en el contexto histórico de entreguerras (1918-1939: revolución soviética, fascismos, crisis de 1929); y se manifestó en conceptos nuevos o de renovada definición, muchas veces en tensión dialéctica, como los de arte puro y arte comprometido (paralelos a los de poesía pura y compromiso del intelectual), arte desinteresado, arte deshumanizado (original de Ortega y Gasset),[10]​ etc.

Siglo XIX

En el romanticismo, surgido en Alemania a finales del siglo XVIII con el movimiento denominado Sturm und Drang, triunfó la idea de un arte que surge espontáneamente del individuo, desarrollando la noción de genio –el arte es la expresión de las emociones del artista–, que comienza a ser mitificado.[11]​ Autores como Novalis y Friedrich von Schlegel reflexionaron sobre el arte: en la revista Athenäum, editada por ellos, surgieron las primeras manifestaciones de la autonomía del arte, ligado a la naturaleza. Para ellos, en la obra de arte se encuentran el interior del artista y su propio lenguaje natural.[12]

Arthur Schopenhauer dedicó el tercer libro de El mundo como voluntad y representación a la teoría del arte: el arte es una vía para escapar del estado de infelicidad propio del hombre. Identificó conocimiento con creación artística, que es la forma más profunda de conocimiento. El arte es la reconciliación entre voluntad y conciencia, entre objeto y sujeto, alcanzando un estado de contemplación, de felicidad. La conciencia estética es un estado de contemplación desinteresada, donde las cosas se muestran en su pureza más profunda. El arte habla en el idioma de la intuición, no de la reflexión; es complementario de la filosofía, la ética y la religión. Influido por la filosofía oriental, manifestó que el hombre debe liberarse de la voluntad de vivir, del ‘querer’, que es origen de insatisfacción. El arte es una forma de librarse de la voluntad, de ir más allá del ‘yo’.[13]

Richard Wagner recogió la ambivalencia entre lo sensible y lo espiritual de Schopenhauer: en Ópera y drama (1851), Wagner planteó la idea de la “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk), donde se haría una síntesis de la poesía, la palabra –elemento masculino– y la música –elemento femenino–. Opinaba que el lenguaje primitivo sería vocálico, mientras que la consonante fue un elemento racionalizador; así pues, la introducción de la música en la palabra sería un retorno a la inocencia primitiva del lenguaje.[14]

A finales del siglo XIX surgió el esteticismo, que fue una reacción al utilitarismo imperante en la época y a la fealdad y materialismo de la era industrial. Frente a ello, surgió una tendencia que otorgaba al arte y a la belleza una autonomía propia, sintetizada en la fórmula de Théophile Gautierel arte por el arte” (l'art pour l'art), llegando incluso a hablarse de “religión estética”.[15]​ Esta postura pretendía aislar al artista de la sociedad, buscando de forma autónoma su propia inspiración y dejándose llevar únicamente por una búsqueda individual de la belleza.[16]​ Así, la belleza se aleja de cualquier componente moral, convirtiéndose en el fin último del artista, que llega a vivir su propia vida como una obra de arte –como se puede apreciar en la figura del dandy–.[17]​ Uno de los teóricos del movimiento fue Walter Pater, que influyó sobre el denominado decadentismo inglés, estableciendo en sus obras que el artista debe vivir la vida intensamente, siguiendo como ideal a la belleza. Para Pater, el arte es “el círculo mágico de la existencia”, un mundo aislado y autónomo puesto al servicio del placer, elaborando una auténtica metafísica de la belleza.[18]

Por otro lado, Charles Baudelaire fue uno de los primeros autores que analizaron la relación del arte con la recién surgida era industrial, prefigurando la noción de “belleza moderna”: no existe la belleza eterna y absoluta, sino que cada concepto de lo bello tiene algo de eterno y algo de transitorio, algo de absoluto y algo de particular. La belleza viene de la pasión y, al tener cada individuo su pasión particular, también tiene su propio concepto de belleza. En su relación con el arte, la belleza expresa por un lado una idea “eternamente subsistente”, que sería el “alma del arte”, y por otro un componente relativo y circunstancial, que es el “cuerpo del arte”. Así, la dualidad del arte es expresión de la dualidad del hombre, de su aspiración a una felicidad ideal enfrentada a las pasiones que le mueven hacia ella. Frente a la mitad eterna, anclada en el arte clásico antiguo, Baudelaire vio en la mitad relativa el arte moderno, cuyos signos distintivos son lo transitorio, lo fugaz, lo efímero y cambiante –sintetizados en la moda–. Baudelaire tenía un concepto neoplatónico de belleza, que es la aspiración humana hacia un ideal superior, accesible a través del arte. El artista es el “héroe de la modernidad”, cuya principal cualidad es la melancolía, que es el anhelo de la belleza ideal.[19]

En contraposición al esteticismo , Hippolyte-Adolphe Taine elaboró una teoría sociológica del arte: en su Filosofía del arte (1865-1869) aplicó al arte un determinismo basado en la raza, el contexto y la época (race, milieu, moment). Para Taine, la estética, la “ciencia del arte”, opera como cualquier otra disciplina científica, sobre la base de parámetros racionales y empíricos. Igualmente, Jean Marie Guyau, en Los problemas de la estética contemporánea (1884) y El arte desde el punto de vista sociológico (1888), planteó una visión evolucionista del arte, afirmando que el arte está en la vida, y que evoluciona como esta; y, al igual que la vida del ser humano está organizada socialmente, el arte debe ser reflejo de la sociedad.[20]

La estética sociológica tuvo una gran vinculación con el realismo pictórico y con movimientos políticos de izquierdas, especialmente el socialismo utópico: autores como Henri de Saint-Simon, Charles Fourier y Pierre Joseph Proudhon defendieron la función social del arte, que contribuye al desarrollo de la sociedad, aunando belleza y utilidad en un conjunto armónico. Por otro lado, en el Reino Unido, la obra de teóricos como John Ruskin y William Morris aportó una visión funcionalista del arte: en Las piedras de Venecia (1851-1856) Ruskin denunció la destrucción de la belleza y la vulgarización del arte llevada a cabo por la sociedad industrial, así como la degradación de la clase obrera, defendiendo la función social del arte. En El arte del pueblo (1879) pidió cambios radicales en la economía y la sociedad, reclamando un arte “hecho por el pueblo y para el pueblo”. Por su parte, Morris –fundador del movimiento Arts & Crafts– defendió un arte funcional, práctico, que satisfaga necesidades materiales y no solo espirituales. En Escritos estéticos (1882-1884) y Los fines del arte (1887) planteó un concepto de arte utilitario pero alejado de sistemas de producción excesivamente tecnificados, próximo a un concepto del socialismo cercano al corporativismo medieval.[21]

 
Representación de El cascanueces, de Piotr Chaikovski.

Por otro lado, la función del arte fue cuestionada por el escritor ruso Lev Tolstoi: en ¿Qué es el arte? (1898) se planteó la justificación social del arte, argumentando que siendo el arte una forma de comunicación solo puede ser válido si las emociones que transmite pueden ser compartidas por todos los hombres. Para Tolstói, la única justificación válida es la contribución del arte a la fraternidad humana: una obra de arte solo puede tener valor social cuando transmite valores de fraternidad, es decir, emociones que impulsen a la unificación de los pueblos.[22]

En esa época se empezó a abordar el estudio del arte desde el terreno de la psicología: Sigmund Freud aplicó el psicoanálisis al arte en Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (1910), defendiendo que el arte sería una de las maneras de representar un deseo, una pulsión reprimida, de forma sublimada. Opinaba que el artista es una figura narcisista, cercana al niño, que refleja en el arte sus deseos, y afirmó que las obras artísticas pueden ser estudiadas como los sueños y las enfermedades mentales, con el psicoanálisis. Su método era semiótico, estudiando los símbolos, y opinaba que una obra de arte es un símbolo. Pero como es el símbolo el que hace aquello simbolizado, hay que estudiar la obra de arte para llegar al origen creativo de la obra.[23]​ Igualmente, Carl Gustav Jung relacionó la psicología con diversas disciplinas como la filosofía, la sociología, la religión, la mitología, la literatura y el arte. En Contribuciones a la psicología analítica (1928), sugirió que los elementos simbólicos presentes en el arte son “imágenes primordiales” o “arquetipos”, que están presentes de forma innata en el “subconsciente colectivo” del ser humano.[24]

Wilhelm Dilthey, desde la estética cultural, formuló una teoría acerca de la unidad entre arte y vida. Prefigurando el arte de vanguardia, Dilthey ya vislumbraba a finales del siglo XIX cómo el arte se alejaba de las reglas académicas, y cómo cobraba cada vez mayor importancia la función del público, que tiene el poder de ignorar o ensalzar la obra de un artista determinado. Encontró en todo ello una “anarquía del gusto”, que achacó a un cambio social de interpretación de la realidad, pero que percibió como transitorio, siendo necesario hallar «una relación sana entre el pensamiento estético y el arte». Así, ofreció como salvación del arte las “ciencias del espíritu”, especialmente la psicología: la creación artística debe poder analizarse bajo el prisma de la interpretación psicológica de la fantasía. En Vida y poesía (1905) presentó la poesía como expresión de la vida, como ‘vivencia’ (Erlebnis) que refleja la realidad externa de la vida. La creación artística tiene pues como función intensificar nuestra visión del mundo exterior, presentándolo como un conjunto coherente y pleno de sentido.[25]

Siglo XX
 
Fuente, de Marcel Duchamp. El siglo XX supone una pérdida del concepto de belleza clásica para conseguir un mayor efecto en el diálogo artista-espectador.

El siglo XX ha supuesto una radical transformación del concepto de arte: la superación de las ideas racionalistas de la Ilustración y el paso a conceptos más subjetivos e individuales, partiendo del movimiento romántico y cristalizando en la obra de autores como Kierkegaard y Nietzsche, suponen una ruptura con la tradición y un rechazo de la belleza clásica. El concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorías científicas: la subjetividad del tiempo de Bergson, la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, etc. Por otro lado, las nuevas tecnologías hacen que el arte cambie de función, ya que la fotografía y el cine ya se encargan de plasmar la realidad. Todos estos factores producen la génesis del arte abstracto, el artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar sus sentimientos.[26]​ El arte actual tiene oscilaciones continuas del gusto, cambia simultáneamente junto a este: así como el arte clásico se sustentaba sobre una metafísica de ideas inmutables, el actual, de raíz kantiana, encuentra gusto en la conciencia social de placer (cultura de masas). También hay que valorar la progresiva disminución del analfabetismo, puesto que antiguamente, al no saber leer gran parte de la población, el arte gráfico era el mejor medio para la transmisión del conocimiento –sobre todo religioso–, función que ya no es necesaria en el siglo XX.

Una de las primeras formulaciones fue la del marxismo: de la obra de Marx se desprendía que el arte es una “superestructura” cultural determinada por las condiciones sociales y económicas del ser humano. Para los marxistas, el arte es reflejo de la realidad social, si bien el propio Marx no veía una correspondencia directa entre una sociedad determinada y el arte que produce. Georgi Plejánov, en Arte y vida social (1912), formuló una estética materialista que rechazaba el “arte por el arte”, así como la individualidad del artista ajeno a la sociedad que lo envuelve.[27]Walter Benjamin incidió de nuevo en el arte de vanguardia, que para él es «la culminación de la dialéctica de la modernidad», el final del intento totalizador del arte como expresión del mundo circundante. Intentó dilucidar el papel del arte en la sociedad moderna, realizando un análisis semiótico en el que el arte se explica a través de signos que el hombre intenta descifrar sin un resultado aparentemente satisfactorio. En La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica (1936) analizó la forma cómo las nuevas técnicas de reproducción industrial del arte pueden hacer variar el concepto de este, al perder su carácter de objeto único y, por tanto, su halo de reverencia mítica; esto abre nuevas vías de concebir el arte –inexploradas aún para Benjamin– pero que supondrán una relación más libre y abierta con la obra de arte.[28]

Theodor W. Adorno, como Benjamin perteneciente a la Escuela de Frankfurt, defendió el arte de vanguardia como reacción a la excesiva tecnificación de la sociedad moderna. En su Teoría estética (1970) afirmó que el arte es reflejo de las tendencias culturales de la sociedad, pero sin llegar a ser fiel reflejo de esta, ya que el arte representa lo inexistente, lo irreal; o, en todo caso, representa lo que existe pero como posibilidad de ser otra cosa, de trascender. El arte es la “negación de la cosa”, que a través de esta negación la trasciende, muestra lo que no hay en ella de forma primigenia. Es apariencia, mentira, presentando lo inexistente como existente, prometiendo que lo imposible es posible.[29]

 
Isla Pagoda en la desembocadura del río Min (1870), de John Thomson. La fotografía supuso una gran revolución a la hora de concebir el arte en el siglo XIX y el XX.

Representante del pragmatismo, John Dewey, en Arte como experiencia (1934), definió el arte como “culminación de la naturaleza”, defendiendo que la base de la estética es la experiencia sensorial. La actividad artística es una consecuencia más de la actividad natural del ser humano, cuya forma organizativa depende de los condicionamientos ambientales en que se desenvuelve. Así, el arte es “expresión”, donde fines y medios se fusionan en una experiencia agradable. Para Dewey, el arte, como cualquier actividad humana, implica iniciativa y creatividad, así como una interacción entre sujeto y objeto, entre el hombre y las condiciones materiales en las que desarrolla su labor.[30]

José Ortega y Gasset analizó en La deshumanización del arte (1925) el arte de vanguardia desde el concepto de “sociedad de masas”, donde el carácter minoritario del arte vanguardista produce una elitización del público consumidor de arte. Ortega aprecia en el arte una “deshumanización” debida a la pérdida de perspectiva histórica, es decir, de no poder analizar con suficiente distancia crítica el sustrato socio-cultural que conlleva el arte de vanguardia. La pérdida del elemento realista, imitativo, que Ortega aprecia en el arte de vanguardia, supone una eliminación del elemento humano que estaba presente en el arte naturalista. Asimismo, esta pérdida de lo humano hace desaparecer los referentes en que estaba basado el arte clásico, suponiendo una ruptura entre el arte y el público, y generando una nueva forma de comprender el arte que solo podrán entender los iniciados. La percepción estética del arte deshumanizado es la de una nueva sensibilidad basada no en la afinidad sentimental –como se producía con el arte romántico–, sino en un cierto distanciamiento, una apreciación de matices. Esa separación entre arte y humanidad supone un intento de volver al hombre a la vida, de rebajar el concepto de arte como una actividad secundaria de la experiencia humana.[31]

En la escuela semiótica, Luigi Pareyson elaboró en Estética. Teoría de la formatividad (1954) una estética hermenéutica, donde el arte es interpretación de la verdad. Para Pareyson, el arte es “formativo”, es decir, expresa una forma de hacer que, «a la vez que hace, inventa el modo de hacer». En otras palabras, no se basa en reglas fijas, sino que las define conforme se elabora la obra y las proyecta en el momento de realizarla. Así, en la formatividad la obra de arte no es un “resultado”, sino un “logro”, donde la obra ha encontrado la regla que la define específicamente. El arte es toda aquella actividad que busca un fin sin medios específicos, debiendo hallar para su realización un proceso creativo e innovador que dé resultados originales de carácter inventivo.[32]​ Pareyson influyó en la denominada Escuela de Turín, que desarrollará su concepto ontológico del arte: Umberto Eco, en Obra abierta (1962), afirmó que la obra de arte solo existe en su interpretación, en la apertura de múltiples significados que puede tener para el espectador; Gianni Vattimo, en Poesía y ontología (1968), relacionó el arte con el ser, y por tanto con la verdad, ya que es en el arte donde la verdad se muestra de forma más pura y reveladora.[33]

 
El cómic ha sido una de las últimas incorporaciones a la categoría de bellas artes. En la imagen Little Nemo in Slumberland, el primer gran clásico del cómic publicado en 1905.

Una de las últimas derivaciones de la filosofía y el arte es la postmodernidad, teoría socio-cultural que postula la actual vigencia de un periodo histórico que habría superado el proyecto moderno, es decir, la raíz cultural, política y económica propia de la Edad Contemporánea, marcada en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución francesa y en lo económico por la Revolución industrial. Frente a las propuestas del arte de vanguardia, los postmodernos no plantean nuevas ideas, ni éticas ni estéticas; tan solo reinterpretan la realidad que les envuelve, mediante la repetición de imágenes anteriores, que pierden así su sentido. La repetición encierra el marco del arte en el arte mismo, se asume el fracaso del compromiso artístico, la incapacidad del arte para transformar la vida cotidiana. El arte postmoderno vuelve sin pudor al sustrato material tradicional, a la obra de arte-objeto, al “arte por el arte”, sin pretender hacer ninguna revolución, ninguna ruptura. Algunos de sus más importantes teóricos han sido Jacques Derrida y Michel Foucault.[34]

Como conclusión, cabría decir que las viejas fórmulas que basaban el arte en la creación de belleza o en la imitación de la naturaleza han quedado obsoletas, y hoy día el arte es una cualidad dinámica, en constante transformación, inmersa además en los medios de comunicación de masas, en los canales de consumo, con un aspecto muchas veces efímero, de percepción instantánea, presente con igual validez en la idea y en el objeto, en su génesis conceptual y en su realización material.[35]Morris Weitz, representante de la estética analítica, opinaba en El papel de la teoría en la estética (1957) que «es imposible establecer cualquier tipo de criterios del arte que sean necesarios y suficientes; por lo tanto, cualquier teoría del arte es una imposibilidad lógica, y no simplemente algo que sea difícil de obtener en la práctica». Según Weitz, una cualidad intrínseca de la creatividad artística es que siempre produce nuevas formas y objetos, por lo que «las condiciones del arte no pueden establecerse nunca de antemano». Así, «el supuesto básico de que el arte pueda ser tema de cualquier definición realista o verdadera es falso».[36]

En el fondo, la indefinición del arte estriba en su reducción a determinadas categorías –como imitación, como recreación, como expresión–; el arte es un concepto global, que incluye todas estas formulaciones y muchas más, un concepto en evolución y abierto a nuevas interpretaciones, que no se puede fijar de forma convencional, sino que debe aglutinar todos los intentos de expresarlo y formularlo, siendo una síntesis amplia y subjetiva de todos ellos.

El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque.
Władysław Tatarkiewicz, Historia de seis ideas (1976).[37]

Teorías del arte y autores más significativos

Véase también

Referencias

  1. [1] El arte ensimismado (Barcelona: Anagrama, 1997 (1963, premio Ciudad de Barcelona), de Xavier Rubert de Ventós, era un análisis del arte de vanguardia, una crítica de lo que él llamó el fanatismo "de la novedad, y más recientemente, la euforia vanguardista". En Teoria de la sensibilitat (1968, premio Lletra d'Or) se apunta a la ruptura con las consecuencias del arte renacentista, patentes todavía en la vanguardia convencional, para llegar a la ampliación del concepto de arte mediante lo que él llama “diseño científico”, una síntesis de arte, ciencia y técnica. Sobre temas de estética ha publicado también Utopías de la sensualidad y métodos del sentido (1973) y La estética y sus herejías (1974, premio Anagrama de ensayo).
  2. Omar Argerami: Psicología de la creación artística (p. 23-30). Buenos Aires: Columbia, 1968.
  3. Tatarkiewicz (2002), p. 39.
  4. Beardsley-Hospers (1990), p. 20.
  5. Tatarkiewicz (1989), vol. II, p. 87-88.
  6. Tatarkiewicz (2002), p. 43.
  7. Beardsley-Hospers (1990), p. 44.
  8. Tatarkiewicz (1991), vol. III, p. 367-368.
  9. Bozal (2000), vol. I, p. 21.
  10. La deshumanización del arte (1925). Del mismo autor, La rebelión de las masas (1930).
  11. Beardsley-Hospers (1990), p. 65.
  12. Givone (2001), p. 65-66.
  13. Beardsley-Hospers (1990), p. 68.
  14. Bozal (2000), vol. I, p. 370-373.
  15. Eco (2004), p. 329.
  16. Beardsley-Hospers (1990), p. 70.
  17. Eco (2004), p. 333.
  18. Givone (2001), p. 114.
  19. Bozal (2000), vol. I, p. 324-329.
  20. Givone (2001), p. 102-104.
  21. Givone (2001), p. 112-113.
  22. Beardsley-Hospers (1990), p. 73.
  23. Givone (2001), p. 108-109.
  24. Givone (2001), p. 110-111.
  25. Bozal (2000), vol. I, p. 379-380.
  26. Eco (2004), p. 415-417.
  27. Beardsley-Hospers (1990), p. 79-80.
  28. Givone (2001), p. 122-124.
  29. Givone (2001), p. 125-127.
  30. Givone (2001), p. 129-131.
  31. Givone (2001), p. 222-230.
  32. Givone (2001), p. 151-153.
  33. Givone (2001), p. 154.
  34. Bozal (1993), p. 8-18.
  35. Tatarkiewicz (2002), p. 51-53.
  36. Tatarkiewicz (2002), p. 62-63.
  37. Tatarkiewicz (2002), p. 67.

Bibliografía

— (1989), Historia de la estética II. La estética medieval, Madrid: Akal, ISBN 84-7600-407-9 .
— (1991), Historia de la estética III. La estética moderna 1400-1700, Madrid: Akal, ISBN 84-7600-669-1 .
— (2002), Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos, ISBN 84-309-3911-3 .
En francés
  • fr:Bibliographie d'histoire et de théorie de l'art
  • fr:Bibliographie en esthétique

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Teoría del arte.
  • de la Universidad Autónoma de Madrid.
  • Apuntes de Teoría del Arte en rincondelvago.com
  •   Datos: Q1414089
  •   Multimedia: Art theory

teoría, arte, véase, también, estética, teoría, arte, también, teoría, artes, disciplina, académica, engloba, toda, descripción, manifestaciones, artísticas, fenómenos, artísticos, obras, arte, empezando, consideración, aceptación, como, tales, todos, géneros,. Vease tambien estetica La teoria del arte tambien teoria de las artes es una disciplina academica que engloba toda descripcion de las manifestaciones artisticas fenomenos artisticos u obras de arte empezando por su consideracion o aceptacion como tales en todos los generos del arte pero especialmente de las llamadas bellas artes que incluyen tanto las artes visuales pintura escultura y arquitectura como la literatura la musica u otras artes escenicas La escuela de Atenas de Rafael muestra el alto grado de teorizacion que habia alcanzado el arte durante el Renacimiento pleno en visperas del manierismo Los artistas humanistas completos a la vez arquitectos escultores y pintores pero tambien poetas y filosofos veian su arte como un oficio sublime y a si mismos como intelectuales comparables a los mas reputados sabios de la Antiguedad cuyos personajes encarnan en esta obra confrontada en las Estancias del Vaticano a La disputa del Sacramento El debate de los antiguos y los modernos que proviene de la escolastica medieval encauzara ese tema decisivo para la crisis de la conciencia europea que condujo a la Ilustracion y la ciencia moderna El taller del pintor de Gustave Courbet 1855 El realismo desafia al academicismo con este manifiesto en que el pintor se precia de rodearse de personajes sacados de todas las extracciones sociales Coche pintado por Andy Warhol 1979 El pop art y antes que el tambien el surrealismo o la abstraccion son idoneos para un concepto de arte implicado en la produccion 1 La reproduccion en serie puede ser un camino de ida y vuelta Lata de sopa Campbell s y la conexion con el espectaculo el deporte y los medios de comunicacion de masas pueden ser algo natural Ya el manifiesto futurista de Marinetti 1909 habia sentenciado que un automovil de carreras es mas bello que la Victoria de Samotracia En cambio las llamadas artes aplicadas tambien denominadas artes menores artes decorativas o artes y oficios han merecido historicamente un aprecio menor junto al de otras artesanias y por oposicion a las mejor valoradas artes liberales aunque desde finales del siglo XIX se han reivindicado movimiento de Arts and Crafts y desde el siglo XX han alcanzado la etiqueta de diseno cuya generalizacion a cualquier ambito de la creacion y la produccion o incluso de los servicios corre el peligro de aplicarse sin criterio de forma abusiva e incluso ridicula desvirtuando su contenido Las teorias del arte analizan este desde un punto de vista teorico y normativo proporcionando una metodologia para desvelar el significado de sus obras El marco filosofico en el que puede situarse cada version de la teoria del arte esta estrechamente vinculado a diferentes interpretaciones de la estetica dado que la reflexion en torno a la esencia y funcion del arte mismo se encontraria en la frontera entre ambas disciplinas de dificil deslinde Desde un punto de vista valorativo la aplicacion individual o social de una teoria del arte se denomina gusto artistico Indice 1 Teoria del arte en la historia 1 1 Concepto de arte en la civilizacion occidental 1 1 1 Edades Antigua y Medieval 1 1 2 Edad Moderna 1 1 3 Edad Contemporanea 1 1 3 1 Siglo XIX 1 1 3 2 Siglo XX 2 Teorias del arte y autores mas significativos 3 Vease tambien 4 Referencias 5 Bibliografia 6 Enlaces externosTeoria del arte en la historia EditarCon algunas excepciones como la civilizacion china en la que existe una tradicion de teoria del arte desde el siglo VI los Seis Principios de la Pintura de Xie He la inmensa mayoria de la produccion escrita sobre teoria del arte ha correspondido historicamente a la civilizacion occidental Concepto de arte en la civilizacion occidental Editar Atributos de la pintura la escultura y la arquitectura 1769 de Anne Vallayer Coster La definicion de arte es abierta subjetiva discutible No existe un acuerdo unanime entre historiadores filosofos o artistas A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte entre ellas el arte es el recto ordenamiento de la razon Tomas de Aquino el arte es aquello que establece su propia regla Schiller el arte es el estilo Max Dvorak el arte es expresion de la sociedad John Ruskin el arte es la libertad del genio Adolf Loos el arte es la idea Marcel Duchamp el arte es la novedad Jean Dubuffet el arte es la accion la vida Joseph Beuys arte es todo aquello que los hombres llaman arte Dino Formaggio arte es vida vida es arte Wolf Vostell El concepto ha ido variando con el paso del tiempo hasta el Renacimiento arte solo se consideraban las artes liberales la arquitectura la escultura y la pintura eran manualidades El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresion del ser humano a traves del cual manifiesta sus ideas y sentimientos la forma como se relaciona con el mundo Su funcion puede variar desde la mas practica hasta la ornamental puede tener un contenido religioso o simplemente estetico puede ser duradero o efimero En el siglo XX se pierde incluso el sustrato material decia Beuys que la vida es un medio de expresion artistica destacando el aspecto vital la accion Asi todo el mundo es capaz de ser artista El termino arte procede del latin ars y es el equivalente al termino griego texyh techne de donde proviene tecnica Originalmente se aplicaba a toda la produccion realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer Asi artistas eran tanto el cocinero el jardinero o el constructor como el pintor o el poeta Con el tiempo la derivacion latina ars gt arte se utilizo para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estetico y lo emotivo y la derivacion griega techne gt tecnica para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de articulos de uso 2 En la actualidad es dificil encontrar que ambos terminos arte y tecnica se confundan o utilicen como sinonimos Edades Antigua y Medieval Editar Desde Platon hasta el siglo XIX existia un consenso generico en la literatura culta sobre que era arte y que perseguia cuyo referente fue desde el inicio la Poetica de Aristoteles y posteriormente los textos latinos del arquitecto Vitrubio o los dramaturgos Terencio y Plauto La imitacion mimesis de la naturaleza y la identificacion de la belleza con los principios de verdad y bondad paralelismo de estetica y etica funcion moral y utilitaria del arte solian ser las ideas mas consideradas En la Antiguedad Tardia la cristianizacion que filosoficamente consistio en la conciliacion del neoplatonismo con los textos biblicos a traves de la patristica coloco el arte bajo sospecha como a todo lo material El periodo medieval vio distintas formas de aprecio y desprecio de las artes estetica cisterciense de Bernardo de Claraval diversas consideraciones de los pensadores escolasticos en la universidad medieval que de forma extrema llegaron a la iconoclastia de un determinado periodo del arte bizantino y a la ausencia o muy limitada presencia de arte figurativo en el arte islamico En la antiguedad clasica grecorromana una de las principales cunas de la civilizacion occidental y primera cultura que reflexiono sobre el arte se consideraba el arte como una habilidad del ser humano en cualquier terreno productivo siendo practicamente un sinonimo de destreza destreza para construir un objeto para comandar un ejercito para convencer al publico en un debate o para efectuar mediciones agronomas En definitiva cualquier habilidad sujeta a reglas a preceptos especificos que la hacen objeto de aprendizaje y de evolucion y perfeccionamiento tecnico En cambio la poesia que venia de la inspiracion no estaba catalogada como arte Asi Aristoteles por ejemplo definio el arte como aquella permanente disposicion a producir cosas de un modo racional y Quintiliano establecio que era aquello que esta basado en un metodo y un orden via et ordine 3 Platon en el Protagoras hablo del arte opinando que es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia a traves de un aprendizaje Para Platon el arte tiene un sentido general es la capacidad creadora del ser humano 4 Casiodoro destaco en el arte su aspecto productivo conforme a reglas senalando tres objetivos principales del arte ensenar doceat conmover moveat y complacer delectet 5 Alegoria de la pintura 1666 de Johannes Vermeer Edad Moderna Editar El Renacimiento de los siglos XV y XVI ademas de permitir la valoracion social del artista como humanista que reflexionaba teoricamente sobre su propio arte significo una minusvaloracion del arte medieval despreciado como gotico y una revalorizacion la Antiguedad clasica grecorromana o al menos de lo que se reconstruyo como su canon Todo ello se fijo e institucionalizo con el clasicismo de los siglos XVII y XVIII en las instituciones academicas academicismo La Revolucion francesa significo la alteracion de ese marco de forma paralela al desmantelamiento del Antiguo Regimen y a la irrupcion del concepto de libertad en el arte de manos del Romanticismo cuyo concepto de belleza incluia tambien la vertiente atormentada que representa la novela gotica o las Pinturas negras de Goya Durante el Renacimiento se empezo a gestar un cambio de mentalidad separando los oficios y las ciencias de las artes donde se incluyo por primera vez a la poesia considerada hasta entonces un tipo de filosofia o incluso de profecia para lo que fue determinante la publicacion en 1549 de la traduccion italiana de la Poetica de Aristoteles En este cambio influyo la situacion social del artista del Renacimiento mas valorado que sus antecesores por cuanto los productos que elabora adquieren un nuevo estatus de objetos destinados a un consumo estetico Ello es debido al interes que los nobles y ricos prohombres italianos tenian por la belleza que se convierte a la vez en un medio de destacar socialmente incrementando el mecenazgo artistico y fomentando el coleccionismo 6 Surgieron en ese contexto varios tratados teoricos acerca del arte como los de Leon Battista Alberti De Pictura 1436 1439 De re aedificatoria 1450 y De Statua 1460 o Los Comentarios 1447 de Lorenzo Ghiberti Alberti recibio la influencia aristotelica pretendiendo aportar una base cientifica al arte Hablo de decorum el tratamiento del artista para adecuar los objetos y temas artisticos a un sentido mesurado perfeccionista Ghiberti fue el primero en periodificar la historia del arte distinguiendo antiguedad clasica periodo medieval y lo que llamo renacer de las artes 7 Con el manierismo comenzo el arte moderno las cosas ya no se representan tal como son sino tal como las ve el artista La belleza se relativiza se pasa de la belleza unica renacentista basada en la ciencia a las multiples bellezas del manierismo derivadas de la naturaleza Aparecio en el arte un nuevo componente de imaginacion reflejando tanto lo fantastico como lo grotesco como se puede percibir en la obra de Brueghel o Arcimboldo Giordano Bruno fue uno de los primeros pensadores que prefiguro las ideas modernas decia que la creacion es infinita no hay centro ni limites ni Dios ni el hombre todo es movimiento dinamismo Para Bruno hay tantos artes como artistas introduciendo la idea de originalidad del artista El arte no tiene normas no se aprende sino que viene de la inspiracion 8 Los siguientes avances se hicieron en el siglo XVIII con la Ilustracion donde comenzo a producirse cierta autonomia del hecho artistico el arte se alejo de la religion y de la representacion del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista centrandose mas en las cualidades sensibles de la obra que no en su significado 9 Jean Baptiste Dubos en Reflexiones criticas sobre la poesia y la pintura 1719 abrio el camino hacia la relatividad del gusto razonando que la estetica no viene dada por la razon sino por los sentimientos Asi para Dubos el arte conmueve llega al espiritu de una forma mas directa e inmediata que el conocimiento racional Dubos hizo posible la democratizacion del gusto oponiendose a la reglamentacion academica e introdujo la figura del genio como atributo dado por la naturaleza que esta mas alla de las reglas El tribunal de los Uffizi 1772 1778 de Johann Zoffany Edad Contemporanea Editar A la diversidad de teorias de arte frecuentemente antagonicas se sumaron las construcciones de la historiografia del arte convertido en una disciplina universitaria con un fuerte predominio de autores de habla alemana que convirtio a la historia del arte en una ciencia social En un campo muy proximo tambien se situo la critica de arte como funcion estrechamente vinculada al mercado artistico de modo similar a como la critica literaria lo esta al mundo editorial y la critica musical al negocio del espectaculo show business La fijacion del gusto academicista en los premios y exposiciones como el Salon de Paris tuvo su reaccion en convocatorias alternativas como el Salon des Refuses Salon de los Rechazados 1863 que fueron creando un nuevo concepto de arte independiente que a su vez se institucionalizo y quedo sometido a nuevas criticas y rupturas generacionales Despues de la decisiva ruptura de los esquemas artisticos que supuso el impresionismo de finales del siglo XIX y las sucesivas vanguardias artisticas del siglo XX cada una de ellas teorizando conscientemente sobre si misma y su lugar en el arte mediante manifiestos se fijaron nuevos conceptos de arte moderno y arte contemporaneo cuyo significado y teoria del arte son cualquier cosa menos algo univoco Arte moderno no es el arte de la Edad Moderna sino nuestro arte contemporaneo o incluso no todo el arte contemporaneo sino solo el que esteticamente responde a los imprecisos requisitos que definen la ruptura estetica contra el academicismo Esta se da no con la modernidad cuyo comienzo se podria establecer cronologicamente desde el siglo XV sino con la aplicacion del termino libertad al arte lo que podria localizarse desde el siglo XIX y no en todos los artistas o estilos La reflexion teorica en torno al arte seguia siendo uno de los objetos centrales del pensamiento y la filosofia sobre todo en la primera mitad del siglo XX como reaccion a la radical transformacion tanto del arte contemporaneo como de la sociedad contemporanea sociedad industrial de masas o de consumo en el contexto historico de entreguerras 1918 1939 revolucion sovietica fascismos crisis de 1929 y se manifesto en conceptos nuevos o de renovada definicion muchas veces en tension dialectica como los de arte puro y arte comprometido paralelos a los de poesia pura y compromiso del intelectual arte desinteresado arte deshumanizado original de Ortega y Gasset 10 etc Siglo XIX Editar En el romanticismo surgido en Alemania a finales del siglo XVIII con el movimiento denominado Sturm und Drang triunfo la idea de un arte que surge espontaneamente del individuo desarrollando la nocion de genio el arte es la expresion de las emociones del artista que comienza a ser mitificado 11 Autores como Novalis y Friedrich von Schlegel reflexionaron sobre el arte en la revista Athenaum editada por ellos surgieron las primeras manifestaciones de la autonomia del arte ligado a la naturaleza Para ellos en la obra de arte se encuentran el interior del artista y su propio lenguaje natural 12 Arthur Schopenhauer dedico el tercer libro de El mundo como voluntad y representacion a la teoria del arte el arte es una via para escapar del estado de infelicidad propio del hombre Identifico conocimiento con creacion artistica que es la forma mas profunda de conocimiento El arte es la reconciliacion entre voluntad y conciencia entre objeto y sujeto alcanzando un estado de contemplacion de felicidad La conciencia estetica es un estado de contemplacion desinteresada donde las cosas se muestran en su pureza mas profunda El arte habla en el idioma de la intuicion no de la reflexion es complementario de la filosofia la etica y la religion Influido por la filosofia oriental manifesto que el hombre debe liberarse de la voluntad de vivir del querer que es origen de insatisfaccion El arte es una forma de librarse de la voluntad de ir mas alla del yo 13 Richard Wagner recogio la ambivalencia entre lo sensible y lo espiritual de Schopenhauer en opera y drama 1851 Wagner planteo la idea de la obra de arte total Gesamtkunstwerk donde se haria una sintesis de la poesia la palabra elemento masculino y la musica elemento femenino Opinaba que el lenguaje primitivo seria vocalico mientras que la consonante fue un elemento racionalizador asi pues la introduccion de la musica en la palabra seria un retorno a la inocencia primitiva del lenguaje 14 A finales del siglo XIX surgio el esteticismo que fue una reaccion al utilitarismo imperante en la epoca y a la fealdad y materialismo de la era industrial Frente a ello surgio una tendencia que otorgaba al arte y a la belleza una autonomia propia sintetizada en la formula de Theophile Gautier el arte por el arte l art pour l art llegando incluso a hablarse de religion estetica 15 Esta postura pretendia aislar al artista de la sociedad buscando de forma autonoma su propia inspiracion y dejandose llevar unicamente por una busqueda individual de la belleza 16 Asi la belleza se aleja de cualquier componente moral convirtiendose en el fin ultimo del artista que llega a vivir su propia vida como una obra de arte como se puede apreciar en la figura del dandy 17 Uno de los teoricos del movimiento fue Walter Pater que influyo sobre el denominado decadentismo ingles estableciendo en sus obras que el artista debe vivir la vida intensamente siguiendo como ideal a la belleza Para Pater el arte es el circulo magico de la existencia un mundo aislado y autonomo puesto al servicio del placer elaborando una autentica metafisica de la belleza 18 El taller del pintor 1855 de Gustave Courbet Por otro lado Charles Baudelaire fue uno de los primeros autores que analizaron la relacion del arte con la recien surgida era industrial prefigurando la nocion de belleza moderna no existe la belleza eterna y absoluta sino que cada concepto de lo bello tiene algo de eterno y algo de transitorio algo de absoluto y algo de particular La belleza viene de la pasion y al tener cada individuo su pasion particular tambien tiene su propio concepto de belleza En su relacion con el arte la belleza expresa por un lado una idea eternamente subsistente que seria el alma del arte y por otro un componente relativo y circunstancial que es el cuerpo del arte Asi la dualidad del arte es expresion de la dualidad del hombre de su aspiracion a una felicidad ideal enfrentada a las pasiones que le mueven hacia ella Frente a la mitad eterna anclada en el arte clasico antiguo Baudelaire vio en la mitad relativa el arte moderno cuyos signos distintivos son lo transitorio lo fugaz lo efimero y cambiante sintetizados en la moda Baudelaire tenia un concepto neoplatonico de belleza que es la aspiracion humana hacia un ideal superior accesible a traves del arte El artista es el heroe de la modernidad cuya principal cualidad es la melancolia que es el anhelo de la belleza ideal 19 En contraposicion al esteticismo Hippolyte Adolphe Taine elaboro una teoria sociologica del arte en su Filosofia del arte 1865 1869 aplico al arte un determinismo basado en la raza el contexto y la epoca race milieu moment Para Taine la estetica la ciencia del arte opera como cualquier otra disciplina cientifica sobre la base de parametros racionales y empiricos Igualmente Jean Marie Guyau en Los problemas de la estetica contemporanea 1884 y El arte desde el punto de vista sociologico 1888 planteo una vision evolucionista del arte afirmando que el arte esta en la vida y que evoluciona como esta y al igual que la vida del ser humano esta organizada socialmente el arte debe ser reflejo de la sociedad 20 La estetica sociologica tuvo una gran vinculacion con el realismo pictorico y con movimientos politicos de izquierdas especialmente el socialismo utopico autores como Henri de Saint Simon Charles Fourier y Pierre Joseph Proudhon defendieron la funcion social del arte que contribuye al desarrollo de la sociedad aunando belleza y utilidad en un conjunto armonico Por otro lado en el Reino Unido la obra de teoricos como John Ruskin y William Morris aporto una vision funcionalista del arte en Las piedras de Venecia 1851 1856 Ruskin denuncio la destruccion de la belleza y la vulgarizacion del arte llevada a cabo por la sociedad industrial asi como la degradacion de la clase obrera defendiendo la funcion social del arte En El arte del pueblo 1879 pidio cambios radicales en la economia y la sociedad reclamando un arte hecho por el pueblo y para el pueblo Por su parte Morris fundador del movimiento Arts amp Crafts defendio un arte funcional practico que satisfaga necesidades materiales y no solo espirituales En Escritos esteticos 1882 1884 y Los fines del arte 1887 planteo un concepto de arte utilitario pero alejado de sistemas de produccion excesivamente tecnificados proximo a un concepto del socialismo cercano al corporativismo medieval 21 Representacion de El cascanueces de Piotr Chaikovski Por otro lado la funcion del arte fue cuestionada por el escritor ruso Lev Tolstoi en Que es el arte 1898 se planteo la justificacion social del arte argumentando que siendo el arte una forma de comunicacion solo puede ser valido si las emociones que transmite pueden ser compartidas por todos los hombres Para Tolstoi la unica justificacion valida es la contribucion del arte a la fraternidad humana una obra de arte solo puede tener valor social cuando transmite valores de fraternidad es decir emociones que impulsen a la unificacion de los pueblos 22 En esa epoca se empezo a abordar el estudio del arte desde el terreno de la psicologia Sigmund Freud aplico el psicoanalisis al arte en Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci 1910 defendiendo que el arte seria una de las maneras de representar un deseo una pulsion reprimida de forma sublimada Opinaba que el artista es una figura narcisista cercana al nino que refleja en el arte sus deseos y afirmo que las obras artisticas pueden ser estudiadas como los suenos y las enfermedades mentales con el psicoanalisis Su metodo era semiotico estudiando los simbolos y opinaba que una obra de arte es un simbolo Pero como es el simbolo el que hace aquello simbolizado hay que estudiar la obra de arte para llegar al origen creativo de la obra 23 Igualmente Carl Gustav Jung relaciono la psicologia con diversas disciplinas como la filosofia la sociologia la religion la mitologia la literatura y el arte En Contribuciones a la psicologia analitica 1928 sugirio que los elementos simbolicos presentes en el arte son imagenes primordiales o arquetipos que estan presentes de forma innata en el subconsciente colectivo del ser humano 24 Wilhelm Dilthey desde la estetica cultural formulo una teoria acerca de la unidad entre arte y vida Prefigurando el arte de vanguardia Dilthey ya vislumbraba a finales del siglo XIX como el arte se alejaba de las reglas academicas y como cobraba cada vez mayor importancia la funcion del publico que tiene el poder de ignorar o ensalzar la obra de un artista determinado Encontro en todo ello una anarquia del gusto que achaco a un cambio social de interpretacion de la realidad pero que percibio como transitorio siendo necesario hallar una relacion sana entre el pensamiento estetico y el arte Asi ofrecio como salvacion del arte las ciencias del espiritu especialmente la psicologia la creacion artistica debe poder analizarse bajo el prisma de la interpretacion psicologica de la fantasia En Vida y poesia 1905 presento la poesia como expresion de la vida como vivencia Erlebnis que refleja la realidad externa de la vida La creacion artistica tiene pues como funcion intensificar nuestra vision del mundo exterior presentandolo como un conjunto coherente y pleno de sentido 25 Siglo XX Editar Fuente de Marcel Duchamp El siglo XX supone una perdida del concepto de belleza clasica para conseguir un mayor efecto en el dialogo artista espectador El siglo XX ha supuesto una radical transformacion del concepto de arte la superacion de las ideas racionalistas de la Ilustracion y el paso a conceptos mas subjetivos e individuales partiendo del movimiento romantico y cristalizando en la obra de autores como Kierkegaard y Nietzsche suponen una ruptura con la tradicion y un rechazo de la belleza clasica El concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorias cientificas la subjetividad del tiempo de Bergson la relatividad de Einstein la mecanica cuantica etc Por otro lado las nuevas tecnologias hacen que el arte cambie de funcion ya que la fotografia y el cine ya se encargan de plasmar la realidad Todos estos factores producen la genesis del arte abstracto el artista ya no intenta reflejar la realidad sino su mundo interior expresar sus sentimientos 26 El arte actual tiene oscilaciones continuas del gusto cambia simultaneamente junto a este asi como el arte clasico se sustentaba sobre una metafisica de ideas inmutables el actual de raiz kantiana encuentra gusto en la conciencia social de placer cultura de masas Tambien hay que valorar la progresiva disminucion del analfabetismo puesto que antiguamente al no saber leer gran parte de la poblacion el arte grafico era el mejor medio para la transmision del conocimiento sobre todo religioso funcion que ya no es necesaria en el siglo XX Una de las primeras formulaciones fue la del marxismo de la obra de Marx se desprendia que el arte es una superestructura cultural determinada por las condiciones sociales y economicas del ser humano Para los marxistas el arte es reflejo de la realidad social si bien el propio Marx no veia una correspondencia directa entre una sociedad determinada y el arte que produce Georgi Plejanov en Arte y vida social 1912 formulo una estetica materialista que rechazaba el arte por el arte asi como la individualidad del artista ajeno a la sociedad que lo envuelve 27 Walter Benjamin incidio de nuevo en el arte de vanguardia que para el es la culminacion de la dialectica de la modernidad el final del intento totalizador del arte como expresion del mundo circundante Intento dilucidar el papel del arte en la sociedad moderna realizando un analisis semiotico en el que el arte se explica a traves de signos que el hombre intenta descifrar sin un resultado aparentemente satisfactorio En La obra de arte en la epoca de la reproductibilidad tecnica 1936 analizo la forma como las nuevas tecnicas de reproduccion industrial del arte pueden hacer variar el concepto de este al perder su caracter de objeto unico y por tanto su halo de reverencia mitica esto abre nuevas vias de concebir el arte inexploradas aun para Benjamin pero que supondran una relacion mas libre y abierta con la obra de arte 28 Theodor W Adorno como Benjamin perteneciente a la Escuela de Frankfurt defendio el arte de vanguardia como reaccion a la excesiva tecnificacion de la sociedad moderna En su Teoria estetica 1970 afirmo que el arte es reflejo de las tendencias culturales de la sociedad pero sin llegar a ser fiel reflejo de esta ya que el arte representa lo inexistente lo irreal o en todo caso representa lo que existe pero como posibilidad de ser otra cosa de trascender El arte es la negacion de la cosa que a traves de esta negacion la trasciende muestra lo que no hay en ella de forma primigenia Es apariencia mentira presentando lo inexistente como existente prometiendo que lo imposible es posible 29 Isla Pagoda en la desembocadura del rio Min 1870 de John Thomson La fotografia supuso una gran revolucion a la hora de concebir el arte en el siglo XIX y el XX Representante del pragmatismo John Dewey en Arte como experiencia 1934 definio el arte como culminacion de la naturaleza defendiendo que la base de la estetica es la experiencia sensorial La actividad artistica es una consecuencia mas de la actividad natural del ser humano cuya forma organizativa depende de los condicionamientos ambientales en que se desenvuelve Asi el arte es expresion donde fines y medios se fusionan en una experiencia agradable Para Dewey el arte como cualquier actividad humana implica iniciativa y creatividad asi como una interaccion entre sujeto y objeto entre el hombre y las condiciones materiales en las que desarrolla su labor 30 Jose Ortega y Gasset analizo en La deshumanizacion del arte 1925 el arte de vanguardia desde el concepto de sociedad de masas donde el caracter minoritario del arte vanguardista produce una elitizacion del publico consumidor de arte Ortega aprecia en el arte una deshumanizacion debida a la perdida de perspectiva historica es decir de no poder analizar con suficiente distancia critica el sustrato socio cultural que conlleva el arte de vanguardia La perdida del elemento realista imitativo que Ortega aprecia en el arte de vanguardia supone una eliminacion del elemento humano que estaba presente en el arte naturalista Asimismo esta perdida de lo humano hace desaparecer los referentes en que estaba basado el arte clasico suponiendo una ruptura entre el arte y el publico y generando una nueva forma de comprender el arte que solo podran entender los iniciados La percepcion estetica del arte deshumanizado es la de una nueva sensibilidad basada no en la afinidad sentimental como se producia con el arte romantico sino en un cierto distanciamiento una apreciacion de matices Esa separacion entre arte y humanidad supone un intento de volver al hombre a la vida de rebajar el concepto de arte como una actividad secundaria de la experiencia humana 31 En la escuela semiotica Luigi Pareyson elaboro en Estetica Teoria de la formatividad 1954 una estetica hermeneutica donde el arte es interpretacion de la verdad Para Pareyson el arte es formativo es decir expresa una forma de hacer que a la vez que hace inventa el modo de hacer En otras palabras no se basa en reglas fijas sino que las define conforme se elabora la obra y las proyecta en el momento de realizarla Asi en la formatividad la obra de arte no es un resultado sino un logro donde la obra ha encontrado la regla que la define especificamente El arte es toda aquella actividad que busca un fin sin medios especificos debiendo hallar para su realizacion un proceso creativo e innovador que de resultados originales de caracter inventivo 32 Pareyson influyo en la denominada Escuela de Turin que desarrollara su concepto ontologico del arte Umberto Eco en Obra abierta 1962 afirmo que la obra de arte solo existe en su interpretacion en la apertura de multiples significados que puede tener para el espectador Gianni Vattimo en Poesia y ontologia 1968 relaciono el arte con el ser y por tanto con la verdad ya que es en el arte donde la verdad se muestra de forma mas pura y reveladora 33 El comic ha sido una de las ultimas incorporaciones a la categoria de bellas artes En la imagen Little Nemo in Slumberland el primer gran clasico del comic publicado en 1905 Una de las ultimas derivaciones de la filosofia y el arte es la postmodernidad teoria socio cultural que postula la actual vigencia de un periodo historico que habria superado el proyecto moderno es decir la raiz cultural politica y economica propia de la Edad Contemporanea marcada en lo cultural por la Ilustracion en lo politico por la Revolucion francesa y en lo economico por la Revolucion industrial Frente a las propuestas del arte de vanguardia los postmodernos no plantean nuevas ideas ni eticas ni esteticas tan solo reinterpretan la realidad que les envuelve mediante la repeticion de imagenes anteriores que pierden asi su sentido La repeticion encierra el marco del arte en el arte mismo se asume el fracaso del compromiso artistico la incapacidad del arte para transformar la vida cotidiana El arte postmoderno vuelve sin pudor al sustrato material tradicional a la obra de arte objeto al arte por el arte sin pretender hacer ninguna revolucion ninguna ruptura Algunos de sus mas importantes teoricos han sido Jacques Derrida y Michel Foucault 34 Como conclusion cabria decir que las viejas formulas que basaban el arte en la creacion de belleza o en la imitacion de la naturaleza han quedado obsoletas y hoy dia el arte es una cualidad dinamica en constante transformacion inmersa ademas en los medios de comunicacion de masas en los canales de consumo con un aspecto muchas veces efimero de percepcion instantanea presente con igual validez en la idea y en el objeto en su genesis conceptual y en su realizacion material 35 Morris Weitz representante de la estetica analitica opinaba en El papel de la teoria en la estetica 1957 que es imposible establecer cualquier tipo de criterios del arte que sean necesarios y suficientes por lo tanto cualquier teoria del arte es una imposibilidad logica y no simplemente algo que sea dificil de obtener en la practica Segun Weitz una cualidad intrinseca de la creatividad artistica es que siempre produce nuevas formas y objetos por lo que las condiciones del arte no pueden establecerse nunca de antemano Asi el supuesto basico de que el arte pueda ser tema de cualquier definicion realista o verdadera es falso 36 En el fondo la indefinicion del arte estriba en su reduccion a determinadas categorias como imitacion como recreacion como expresion el arte es un concepto global que incluye todas estas formulaciones y muchas mas un concepto en evolucion y abierto a nuevas interpretaciones que no se puede fijar de forma convencional sino que debe aglutinar todos los intentos de expresarlo y formularlo siendo una sintesis amplia y subjetiva de todos ellos El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas construir formas o expresar una experiencia si el producto de esta reproduccion construccion o expresion puede deleitar emocionar o producir un choque Wladyslaw Tatarkiewicz Historia de seis ideas 1976 37 Teorias del arte y autores mas significativos EditarMetodos de investigacion de la Historia del ArteEinfuhlung empatia de Einfuhlung Wilhelm Worringer de Wilhelm Worringer Formalismo Heinrich WolfflinEscuela de Viena de Historia del Arte Jacob Burckhardt propiamente pertenece a un periodo anterior Max Dvorak de Max Dvorak Iconologia Aby Warburg Erwin Panofsky Ernst Hans Josef GombrichPsicologia del arteTeoria de la Gestalt Rudolf ArnheimSociologia del arte Pierre Francastel fr Pierre Francastel Estructuralismo Michel Foucault Umberto EcoVease tambien EditarArte Belleza Historia del arte Critica de arte Psicologia del arte Sociologia del arte Estudio de la Historia del Arte Estetica Historia de la esteticaReferencias Editar 1 El arte ensimismado Barcelona Anagrama 1997 1963 premio Ciudad de Barcelona de Xavier Rubert de Ventos era un analisis del arte de vanguardia una critica de lo que el llamo el fanatismo de la novedad y mas recientemente la euforia vanguardista En Teoria de la sensibilitat 1968 premio Lletra d Or se apunta a la ruptura con las consecuencias del arte renacentista patentes todavia en la vanguardia convencional para llegar a la ampliacion del concepto de arte mediante lo que el llama diseno cientifico una sintesis de arte ciencia y tecnica Sobre temas de estetica ha publicado tambien Utopias de la sensualidad y metodos del sentido 1973 y La estetica y sus herejias 1974 premio Anagrama de ensayo Omar Argerami Psicologia de la creacion artistica p 23 30 Buenos Aires Columbia 1968 Tatarkiewicz 2002 p 39 Beardsley Hospers 1990 p 20 Tatarkiewicz 1989 vol II p 87 88 Tatarkiewicz 2002 p 43 Beardsley Hospers 1990 p 44 Tatarkiewicz 1991 vol III p 367 368 Bozal 2000 vol I p 21 La deshumanizacion del arte 1925 Del mismo autor La rebelion de las masas 1930 Beardsley Hospers 1990 p 65 Givone 2001 p 65 66 Beardsley Hospers 1990 p 68 Bozal 2000 vol I p 370 373 Eco 2004 p 329 Beardsley Hospers 1990 p 70 Eco 2004 p 333 Givone 2001 p 114 Bozal 2000 vol I p 324 329 Givone 2001 p 102 104 Givone 2001 p 112 113 Beardsley Hospers 1990 p 73 Givone 2001 p 108 109 Givone 2001 p 110 111 Bozal 2000 vol I p 379 380 Eco 2004 p 415 417 Beardsley Hospers 1990 p 79 80 Givone 2001 p 122 124 Givone 2001 p 125 127 Givone 2001 p 129 131 Givone 2001 p 222 230 Givone 2001 p 151 153 Givone 2001 p 154 Bozal 1993 p 8 18 Tatarkiewicz 2002 p 51 53 Tatarkiewicz 2002 p 62 63 Tatarkiewicz 2002 p 67 Bibliografia EditarAA VV 1991 Enciclopedia del Arte Garzanti Ediciones B Barcelona ISBN 84 406 2261 9 Azcarate Ristori Jose Maria de Perez Sanchez Alfonso Emilio Ramirez Dominguez Juan Antonio 1983 Historia del Arte Anaya Madrid ISBN 84 207 1408 9 Beardsley Monroe C y Hospers John 1990 Estetica Historia y fundamentos Catedra Madrid ISBN 84 376 0085 5 Blunt Anthony 1940 La teoria de las artes en Italia del 1450 a 1560 Madrid Catedra edicion espanola de 1979 ISBN 84 376 0194 0 Bozal Valeriano y otros 2000 Historia de las ideas esteticas y de las teorias artisticas contemporaneas vol I Visor Madrid ISBN 84 7774 580 3 Bozal Valeriano y otros 1999 Historia de las ideas esteticas y de las teorias artisticas contemporaneas vol II Visor Madrid ISBN 84 7774 581 1 Bozal Valeriano 1993 Modernos y postmodernos Historia 16 Madrid Brandi Cesare 2002 Teoria de la restauracion Alianza Madrid ISBN 84 206 4138 3 Checa Fernando y otros 1980 Guia para el estudio de la Historia del Arte Madrid Catedra ISBN 84 376 0247 5 Eco Umberto 2004 Historia de la belleza Lumen Barcelona ISBN 84 264 1468 0 2007 Historia de la Fealdad Barcelona Lumen ISBN 978 84 264 1634 6Fatas Guillermo y Borras Gonzalo 1990 Diccionario de terminos de arte y elementos de arqueologia heraldica y numismatica Alianza Madrid ISBN 84 206 0292 2 Fuga Antonella 2004 Tecnicas y materiales del arte Electa Barcelona ISBN 84 8156 377 3 Givone Sergio 2001 Historia de la estetica Tecnos Madrid ISBN 84 309 1897 3 Gombrich Ernst 1997 Historia del Arte Debate Madrid ISBN 978 84 8306 044 5 Gonzalez Antonio Manuel 1991 Las claves del arte Ultimas tendencias Planeta Barcelona ISBN 84 320 9702 0 Hauser Arnold 2004 Historia social de la literatura y el arte Debolsillo Barcelona ISBN 978 84 9793 220 2 Marty Gisele 1999 Psicologia del arte Piramide Madrid ISBN 84 368 1340 5 Souriau Etienne 1998 Diccionario Akal de Estetica Akal Madrid ISBN 84 460 0832 7 Tatarkiewicz Wladyslaw 2000 Historia de la estetica I La estetica antigua Madrid Akal ISBN 84 7600 240 8 1989 Historia de la estetica II La estetica medieval Madrid Akal ISBN 84 7600 407 9 1991 Historia de la estetica III La estetica moderna 1400 1700 Madrid Akal ISBN 84 7600 669 1 2002 Historia de seis ideas Madrid Tecnos ISBN 84 309 3911 3 Villa Rocio de la 2003 Guia del arte hoy Tecnos Madrid ISBN 84 309 3930 X En francesfr Bibliographie d histoire et de theorie de l art fr Bibliographie en esthetiqueEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Teoria del arte Departamento de Historia y Teoria del Arte de la Universidad Autonoma de Madrid Apuntes de Teoria del Arte en rincondelvago com Datos Q1414089 Multimedia Art theory Obtenido de https es wikipedia org w index php title Teoria del arte amp oldid 140790622, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos