fbpx
Wikipedia

Vasili Kandinski

Vasili Vasílievich Kandinsky (en ruso: Василий Васильевич Кандинский) (Moscú, 4 de diciembrejul./ 16 de diciembre de 1866greg.-Neuilly-sur-Seine, 13 de diciembre de 1944) fue un pintor ruso que también teorizó sobre arte. Se le ha considerado erróneamente el precursor del arte abstracto en pintura. Se consideró durante muchos años que con él comienza la abstracción lírica y el expresionismo. Sin embargo, se ha desmostrado que artistas como Hilma af Klint y Georgiana Houghton, entre otras, ya realizaron pinturas abstractas a finales del siglo XIX y principios del XX. [1]

Vasili Kandinsky
Василий Кандинский
Información personal
Nombre de nacimiento Vasily Vasílievich Kandinsky
Nombre en ruso Василий Васильевич Кандинский
Nacimiento 16 de diciembre de 1866
Imperio Ruso
Fallecimiento 13 de diciembre de 1944 (78 años)
Neuilly-sur-Seine, Francia
Causa de muerte Accidente cerebrovascular
Sepultura Neuilly-sur-Seine New Communal Cemetery
Residencia Moscú, Neuilly-sur-Seine, Odesa y Múnich
Nacionalidad Rusa / Francesa
Familia
Cónyuge
Educación
Educación Academia de Bellas Artes de Múnich
Educado en
Alumno de
Información profesional
Área Pintura, teoría
Cargos ocupados Director de Instituto de cultura artística
Empleador Bauhaus (1922-1933)
Movimientos Expresionismo, arte abstracto, fauvismo
Géneros Pintura, gráficos, teoría y arte abstracto
Miembro de
Firma
Web
Sitio web

Pasó su niñez en Odessa, donde se graduó en la Escuela de Arte Grekov Odessa. Se matriculó en la Universidad Estatal de Moscú, donde estudió derecho y economía, tras lo cual empezó a ejercer con éxito su profesión e incluso le ofrecieron un puesto de profesor de derecho romano en la Universidad de Dorpat. Sin embargo, decidió comenzar a estudiar pintura cuando tenía 30 años.

En 1896 se estableció en Múnich, Alemania, donde se formó en la escuela privada de Anton Ažbe primero y en la Academia de Bellas Artes de Múnich después. Regresó a Moscú en 1914, después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Tras la Revolución rusa, se convirtió en un gran conocedor de la administración cultural de Anatoli Lunacharski, el Comisario de Educación de la nueva administración soviética de Rusia,[2]​ y ayudó a fundar el Museo de Cultura de la Pintura.[3]​ Sin embargo, para entonces su «perspectiva espiritual... era ajena al materialismo argumentativo de la sociedad soviética»,[4]​ y las oportunidades le atrajeron de nuevo a Alemania, a donde retornó en 1920. Allí enseñó en la Escuela de la Bauhaus de arte y arquitectura desde 1922 hasta que la cerraron los nazis en 1933. Entonces se trasladó a Francia, donde residió el resto de su vida y donde adquirió la ciudadanía francesa en 1939. En este país creó algunas de sus mejores obras.

Biografía

Kandinsky nació el 16 de diciembre (4 de diciembre en el antiguo calendario ruso) de 1866, proveniente de una familia de clase media alta. Su padre Vasili Silvéstrovich Kandinsky era un comerciante de té procedente de Kiajta, una población siberiana cercana a la frontera con Mongolia.[5]​ La abuela de Vasili era una aristócrata mongola de la dinastía Gantimúrov. Lidia Ivánovna Tijéieva, la madre de Vasili, era de Moscú.[6]​ Pasó su infancia y juventud entre Moscú y Odesa, donde se trasladó la familia en 1871.[6]​ Tras el divorcio de sus padres vivió con su padre. Su tía Elizaveta Tijéieva también lo cuidó.[6]​ Su abuela materna era alemana y le hablaba en alemán. En Odesa tomó clases de piano y de violonchelo.[6]​ En 1886 Kandinsky comenzó sus estudios de Derecho y Ciencias económicas en la Universidad de Moscú. También estudió etnografía.[6]​ En 1892 se casó con su prima Anna Chemyákina, con quien vivió hasta 1904. En 1893 fue nombrado profesor asociado en la Facultad de Derecho. En 1896 la Universidad de Tartu le ofreció una plaza de profesor que rechazó para dedicarse por completo al arte. Esta decisión estuvo influida por la exposición de los impresionistas en Moscú en 1895, al ver las obras de Monet y la representación de Lohengrin de Richard Wagner en el teatro Bolshói.[6]

Se trasladó a Múnich donde inicialmente no fue admitido en la Academia de Arte. Estudió un tiempo en la academia privada de Anton Ažbe hasta 1900, cuando fue admitido en la Academia. Su profesor fue Franz von Stuck y, como consideró que la paleta de Kandinsky era demasiado brillante, le hizo pintar en una gama de grises durante un año.[6]

En 1901 fundó el grupo Phalanx, cuyo propósito principal era introducir las vanguardias francesas en el provinciano ambiente muniqués, para lo que abrió una escuela en la que daba clases. Sus pinturas de los primeros años del siglo eran paisajes ejecutados con espátula, en un principio sombríos, para luego adquirir una intensidad casi "fauve". También pintó temas fantásticos basados en tradiciones rusas o en la Edad Media alemana. Este período estuvo marcado por la experimentación técnica, en particular en el uso del temple sobre un papel oscuro, para dar una impresión de superficie transparente, iluminada desde atrás. La consistencia tonal del claroscuro enfatiza el esquema, borrando la distinción entre las figuras y el fondo, resultando una composición casi abstracta.

En 1902 expuso por primera vez con la Secesion de Berlín y realizó sus primeras xilografías. En 1903 y 1904 viaja por Italia, Países Bajos, África y visita Rusia. En 1904 expuso en el Salón de Otoño de París. En 1903 se divorció de Anna Chemyákina y se casó con la joven artista Gabriele Münter. Durante cinco años viajó con su esposa por Europa pintando y participando en exposiciones. Volvió a Baviera y se asentó en Murnau am Staffelsee en la falda de los Alpes.[6]​ En 1909 fue elegido presidente de la Nueva Asociación de Artistas de Múnich (NKVM). La primera exposición del grupo tuvo lugar en la galería Thannhauser de Múnich ese mismo año. Hacia el final de la década, las pinturas de Kandinsky denotan una gran tendencia a la plenitud, por la equivalencia en intensidad de las áreas de color y la superficie reluciente, que destruye toda ilusión de profundidad. Las series de cuadros de jinetes en combate comenzaron en 1909, y en ellas, la línea del horizonte se va erradicando gradualmente, al igual que otras referencias espaciales. En 1913 escribió sus memorias y una colección de poesías.[6]​ En 1913 una obra suya se presentó en el Armory Show de Nueva York.

Al estallar la Primera Guerra Mundial abandonó Alemania y junto a su esposa Gabriele se mudaron a Suiza el 3 de agosto de 1914. En noviembre de 1914 Gabriele volvió a Múnich y Kandinsky volvió a Moscú. En el otoño de 1916 conoció a Nina Andreiévskaya, que era hija de un general ruso. Se casó con ella en febrero de 1917.[6]

A partir de la Revolución de octubre de 1917, Kandinsky desarrolló un trabajo administrativo para el Comisariado del Pueblo, para la Educación; entre los proyectos de este organismo estaba la reforma del sistema educativo de las escuelas de arte. En 1920 fue uno de los fundadores en Moscú del INJUK (Instituto para la Cultura Artística), a lo largo de este año surgió el conflicto entre Kandinsky, Malévich y otros pintores idealistas frente a los productivismo/productivistas (o constructivistas), Vladímir Tatlin y Aleksandr Ródchenko, este último grupo encontró un fuerte apoyo en "el plan de propaganda monumental" ideado por las autoridades políticas de la Revolución. La situación de tensión propició la salida de Kandinsky de Rusia.

En 1922 se trasladó a Weimar (Alemania), donde impartió clases teóricas para la Escuela de la Bauhaus. En 1926 se publicó su libro Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Una continuación orgánica de su trabajo anterior De lo espiritual en el arte.

Hacia 1931 los nacionalsocialistas iniciaron una campaña a gran escala contra la Bauhaus que llevó a su cierre en 1932. Kandinsky y su esposa emigraron a Francia y fijaron su residencia en, suburbio de París.

Juventud e inspiración (1866-1896)

 
Puerto de Odesa, óleo sobre lienzo, 1898, Galería Tretiakov

Kandinsky recuerda la fascinación por el color como un niño. Su fascinación por el simbolismo del color y la psicología continuó a medida que crecía. En 1889, formó parte de un grupo de investigación etnográfica que viajó a Vólogda al norte de la región de Moscú. En Mirada retrospectiva, relata que las casas e iglesias fueron decoradas con colores tan brillantes que al entrar en ellos, sentía que se movía en una pintura. Esta experiencia, y su estudio de arte popular de la región (en particular, el uso de colores brillantes sobre un fondo oscuro), se reflejó en gran parte de sus primeros trabajos. Unos años más tarde, primero comparó pintura para componer música de la manera por la cual se convertiría en señalar, escribiendo, "El color es la tecla. El ojo es el martillo. El alma es el piano. El artista es la mano que, con una u otra tecla hace vibrar el espíritu del ser humano".

En 1896, a la edad de 30 años, Kandinsky abandonó una prometedora carrera docente en el mundo de la ley y la economía para inscribirse en la escuela de arte de Múnich. No se le concedió inmediatamente la admisión, y comenzó a aprender el arte por sí mismo. Ese mismo año, antes de salir de Moscú, vio una exposición de pinturas de Monet. Quedó impactado con el estilo impresionista de la serie de los Haystacks, por su fuerte sentido de color casi independiente de los objetos mismos.

Kandinsky fue influenciado de manera similar durante este período por Richard Wagner que, según él, empujó los límites de la música y la melodía más allá de lirismo estándar.[6]​ Fue también espiritualmente influenciado por Helena Blavatsky (1831-1891), la mejor exponente conocida de la teosofía. La Teoría teosófica postula que la creación es una progresión geométrica, a partir de un solo punto. El aspecto creativo de la forma que se expresa mediante una serie descendente de círculos, triángulos y cuadrados. Los libros de Kandinsky De lo espiritual en el arte (1910) y Punto y línea sobre el plano (1926) se hicieron eco de esta doctrina teosófica.

Metamorfosis

 
Der Blaue Reiter (El jinete azul, 1903).
 
Domingo. (Rusia antigua), óleo sobre lienzo,1904

La escuela de arte, por lo general se considera difícil, pero era fácil para Kandinsky. Fue durante este tiempo que comenzó a surgir como un teórico del arte, y como un pintor. El número de sus pinturas existentes aumentó a principios del siglo xx, queda mucho de los paisajes y pueblos que pintó, con amplios sectores de formas de color y reconocible. En su mayor parte, sin embargo, las pinturas de Kandinsky no cuentan con ninguna figura humana, una excepción es Domingo. (Rusia antigua) (1904), en la que Kandinsky recrea una vista muy colorida (y de fantasía) de los campesinos y los nobles frente a los muros de una ciudad. Pareja a caballo (1907) representa a un hombre a caballo con una mujer, con la ternura y el cuidado que cabalgan junto a un pueblo ruso con paredes luminosas a través de un río. El caballo está en silencio mientras las hojas de los árboles, la ciudad, y los reflejos en el río brillan con manchas de color. Este trabajo demuestra la influencia del puntillismo en la forma en que se pierde la profundidad de campo en una superficie plana y luminiscente. La influencia del fovismo es también evidente en estas primeras obras. Los colores se utilizan para expresar la experiencia de Kandinsky con la materia, no para describir la naturaleza objetiva.

Quizás la más importante de sus pinturas de la primera década de 1900 fue El Jinete Azul (1903), la cual muestra una pequeña figura envuelta en un caballo veloz corriendo por un prado rocoso. La capa del jinete es azul medio y la sombra proyectada es de color azul oscuro. En el primer plano son sombras azules más amorfas, las traseras de los árboles en otoño, en el fondo. El jinete azul en la pintura destaca (aunque no claramente definido) y el caballo tiene un andar anormal (que Kandinsky debía saber). Algunos historiadores del arte creen que una segunda figura (tal vez un niño) va agarrado por el piloto, aunque puede tratarse de una sombra del jinete solitario. Esta disyunción intencional, que permite a los espectadores a participar en la compleción de la obra de arte, se convirtió en una técnica cada vez más consciente utilizada por Kandinsky en los años siguientes, y culminó en las obras abstractas del período 1911-1914. En El Jinete Azul, Kandinsky muestra el jinete más como una serie de colores que en los detalles específicos. Esta pintura no es una excepción en este sentido en comparación con los pintores contemporáneos, pero muestra la dirección que Kandinsky tomaría solo unos pocos años después.

Entre 1906 y 1908 Kandinsky pasó mucho tiempo viajando por Europa (él era un asociado de Blue Rose grupo simbolista de Moscú), hasta que se instaló en la pequeña ciudad bávara de Murnau.[7]​ El cuadro Montaña Azul (1908-1909) fue pintado en este momento, lo que demuestra su tendencia hacia la abstracción. Una montaña azul está flanqueada por dos árboles grandes, uno amarillo y uno rojo. Una procesión, con tres jinetes y varios figuras, se cruza en la parte inferior. Las caras, ropa y sillas de montar de los jinetes son cada una de un solo color y ni ellos ni las figuras caminando muestran cualquier detalle real. Los planos y los contornos también son indicativos de la influencia fauvista. El amplio uso del color en Montaña Azul ilustra la inclinación de Kandinski hacia un arte en el que el color se presenta independientemente de la forma, y en el que a cada color se le da la misma atención. La composición es más plana, el cuadro se divide en cuatro secciones: el cielo, el árbol rojo, el amarillo y el árbol de la montaña azul con los tres jinetes.

Periodo El Jinete Azul (1911-1914)

En 1911, Wassily Kandinsky y Franz Marc y otros artistas, fundaron en Múnich un movimiento expresionismo/expresionista Der Blaue Reiter (El Jinete Azul en Idioma español/español) que transformó el expresionismo alemán.[8][9]

Regreso a Rusia (1914-1921)

 
Fuga, óleo sobre tela, 1914.

De 1918 a 1921, Kandinsky trabaja en la política cultural de Rusia y colabora en la educación artística y la reforma de los museos. Pintó poco durante este período dedicando su tiempo a la enseñanza artística con un programa basado en el análisis de la forma y del color. También ayudó a organizar el Instituto de Cultura Artística en Moscú. En 1916 conoció a Nina Andreiévskaya,[10]​ con quien se casó al año siguiente.[11]​ Su punto de vista espiritual y expresionista del arte fue finalmente rechazado por los miembros radicales del Instituto (Tatlin, Ródchenko) como demasiado individualista y burgués. En 1921, Kandinsky fue invitado a ir a Alemania, para asistir a la Bauhaus de Weimar, por su fundador el arquitecto Walter Gropius.

La Bauhaus (1922-1933)

 
"En blanco II", óleo sobre lienzo, 1923, Centro Pompidou

Kandinski no solo enseñó en las clases de diseño básico para principiantes y el curso sobre teoría avanzada en el Bauhaus, sino que también llevó a cabo clases de pintura y un taller en el que aumentó su teoría del color con los nuevos elementos de la psicología de la forma. El desarrollo de sus trabajos sobre el estudio de las formas, en particular en los puntos y formas de línea, dio lugar a la publicación de su segundo libro teórico Punto y línea sobre el plano en 1926. Los elementos geométricos adquieren una importancia cada vez mayor tanto en su enseñanza y como en su pintura, especialmente el círculo, medio círculo, el ángulo, las líneas rectas y curvas. Este período fue sumamente productivo. Esta libertad se caracteriza en sus obras por el tratamiento rico en colores y matices —como en el amarillo-rojo-azul (1925), donde Kandinski ilustra su distancia desde el constructivismo y el suprematismo, movimientos influyentes de la época—.

Los dos metros de ancho amarillo- rojo-azul (1925) se componen de varias formas: un rectángulo vertical amarillo, una cruz inclinada roja y un gran círculo azul oscuro, una multitud de líneas negras rectas (o sinuosa), arcos circulares, círculos monocromáticas y dameros de colores dispersos, contribuyendo a su delicada complejidad. Esta simple identificación visual de las formas y de las masas principales de los colores presentes en el lienzo son solo una primera aproximación a la realidad interna de la obra, cuyo reconocimiento exige la observación más profunda, no solo de formas y colores que intervienen en la obra, sino su relación absoluta, las posiciones relativas en el lienzo y su armonía.

Kandinsky fue uno de Die Blaue Vier (Blue Four), formada en 1924 con Paul Klee, Feininger y Alekséi von Jawlensky, que dio conferencias y exhibió en los Estados Unidos en 1924. Debido a la hostilidad de la derecha y a la izquierda de la Bauhaus de Weimar, se establecieron en Dessau en 1925.[7]​ Después de una campaña de difamación nazi de la Bauhaus Dessau en 1932 se marcha a Berlín, hasta su disolución en julio de 1933. Kandinski luego abandonó Alemania y se estableció en París.

La gran síntesis (1934-1944)

 
"Cielo azul", óleo sobre lienzo, 1940, Centro Pompidou.

Al vivir en un pequeño apartamento en París, Kandinsky creó su trabajo en un estudio de la sala. Con formas biomórficas, flexibles, no geométricas, los contornos de las formas que aparecen en sus pinturas sugieren organismos microscópicos que no hacen sino expresar la vida interior del artista. Kandinsky utiliza composiciones originales en color, que evocan el arte popular eslavo. También en ocasiones mezcla con arena la pintura para dar a sus obras una textura granular y rústica.

Este período corresponde a una síntesis de los trabajos previos de Kandinsky en el que utilizó todos los elementos, enriqueciéndolos. En 1936 y 1939 pintó sus dos últimas composiciones principales; el tipo de telas elaboradas no se había producido durante muchos años. Composición IX tiene mucho contraste y diagonales poderosas cuya principal forma da la impresión de un embrión en el útero. Pequeños cuadrados de colores y bandas de colores destacan sobre el fondo negro del cuadro Composición X como fragmentos de estrellas (o filamentos ), mientras enigmáticos jeroglíficos con tonos pastel cubren una gran masa marrón que parece flotar en la esquina superior izquierda del lienzo. En la obra de Kandinsky, algunas características son evidentes, mientras que ciertos toques son más discretos y velados, y solo se revelan progresivamente tras profundizar en la relación con su trabajo. Tenía la intención de sus formas (sutilmente armonizados y colocados) para resonar con el alma del observador. En este período muchas de sus obras fueron adquiridas por Solomon Guggenheim, que fue uno de sus apoyos más entusiastas.[11]

Arte abstracto

El desarrollo de Kandinsky hacia la arte abstracto/abstracción encuentra su justificación teórica en Abstracción y empatía de Wilhelm Worringer, que se había publicado en 1908. Argumenta que la jerarquía de valores al uso, basada en las leyes del Renacimiento, no es válida para considerar el arte de otras culturas; muchos artistas crean desde la realidad pero con un impulso abstracto, que hace que las últimas tendencias del arte se den en sociedades menos materialistas.

Kandinsky, al igual que Piet Mondrian, estaba interesado también en la teosofía, entendida como la verdad fundamental que subyace detrás de doctrinas y rituales en todas las religiones del mundo; la creencia en una realidad esencial oculta tras las apariencias, proporciona una obvia racionalidad al arte abstracto.

En 1912 publicó De lo Espiritual en el Arte, donde critica a las instituciones académicas tradicionalistas y la idea de arte en general. Es el primer libro que describe la fundación teórica del movimiento abstracto y habla de una nueva época de gran espiritualidad y de la contribución de la pintura a ella. El arte nuevo debe basarse en un lenguaje de color y Kandinsky da las pautas sobre las propiedades emocionales de cada tono y de cada color, a diferencia de teorías sobre el color más antiguas, él no se interesa por el espectro sino solo en la respuesta del alma.[6]

Entre 1926 y 1933 pintó 159 óleos y 300 acuarelas. Muchos de ellos se perdieron después de que los nazis declararon degeneradas sus pinturas.[6]​ En 1939 se nacionalizó francés.[11]

La Concepción de Arte de Kandinsky

Teoría artística y espiritual

 
Composición VII, Galería Tretiakov. Según Kandinsky, esta es la pieza más compleja que pintó (1913).

Al igual que en las teorías de los ensayos Der Blaue Reiter, Almanac y las indicaciones del compositor Arnold Schoenberg, Kandinsky expresó también la comunión entre el artista y el espectador como puestas a disposición tanto de los sentidos como de la mente (sinestesia). Escuchando tonos y acordes mientras pintaba, Kandinsky afirma que, por ejemplo, el amarillo es el color del centro en una trompeta de latón, negro es el color del cierre y el fin de las cosas, y que las combinaciones de colores producen frecuencias vibratorias, similares a los acordes tocados en un piano. Kandinsky también desarrolló una teoría de las figuras geométricas y sus relaciones, afirmando, por ejemplo, que el círculo es la forma más pacífica y representa el alma humana. Estas teorías se explican en Punto y línea sobre el plano (ver más abajo).

Durante los estudios que Kandinsky hizo en preparación para Composición IV, se sintió agotado y se fue a dar un paseo. Mientras estaba fuera, Gabriele Münter arregló su estudio y sin querer le dio vuelta el lienzo. Al regresar y ver la tela (sin reconocerla) Kandinsky cayó de rodillas y lloró, diciendo que era la pintura más hermosa que había visto nunca. Había sido liberado del apego a un objeto. Como la primera vez que vio Pilas de Heno de Monet, experiencia que cambiaría su vida.

En otro episodio con Münter durante los años expresionistas-abstractos bávaros, Kandinsky estaba trabajando en su Composición VI que le tomó casi seis meses de estudio y preparación. La obra pretendía evocar una inundación, el bautismo, la destrucción y renacimiento al mismo tiempo. Después de describir el trabajo sobre un panel de madera de tamaño mural, se quedó bloqueado y no pudo continuar. Münter le dijo que él estaba atrapado en su intelecto y no alcanzaba el verdadero sujeto de la fotografía. Le sugirió que se limitara a repetir la palabra uberflut ("diluvio" o "inundación") y se centrara en su sonido y no su significado. Repitiendo esta palabra como un mantra, Kandinsky pintó y completó la obra monumental en un lapso de tres días.

El análisis sobre las formas y los colores de Kandinsky resulta, no de simples y arbitrarias asociaciones con ideas, sino de la experiencia interior del pintor. Pasó años creando pinturas abstractas, sensorialmente ricas, trabajando con formas y colores sin descanso, observando sus pinturas y las de otros artistas, teniendo en cuenta sus efectos sobre su sentido del color. Esta experiencia subjetiva es algo que el filósofo francés Michel Henry llama "subjetividad absoluta" o la "absoluta vida fenomenológica ".

De lo espiritual en el arte

 
Portada del libro Sobre lo espiritual en el arte de Wassily Kandinsky

Publicado en 1912, el libro de Kandinsky compara lo espiritual en la vida de la humanidad a una pirámide: el artista tiene la misión de guiar a otros a la cima con su obra. La punta de la pirámide son esos pocos artistas, grandes. Se trata de una pirámide espiritual, avanzando y ascendiendo lentamente, incluso si a veces parece inmóvil. Durante los períodos decadentes, el alma se hunde hasta el fondo de la pirámide, la humanidad solo busca el éxito externo, haciendo caso omiso de las fuerzas espirituales.

La evolución del Arte y del mundo espiritual se produce en libertad, fuera de influencias, a veces se centra en el color y otras veces se centra en las formas.

La evolución en la pintura depende de las formas y los colores, de cómo se vayan utilizando y combinando. Una serie de figuras iguales pueden transmitir un mismo mensaje, sin embargo, si existe una variación de color y/o formas en la composición, el mensaje se distorsiona.

Al igual que los colores las formas tendrán sus efectos espirituales, los triángulos se relaciona más con los tonos cálidos (amarillo, rojo) esto por la agudeza de sus ángulos, en el caso de los colores profundos se relacionan con formas más cuadradas y redondas.

La espiritualidad humana va a reaccionar según como el artista utilice las formas y los colores; con un simple color se pueden transmitir diferentes sentimientos, como tristeza o alegría, dependiendo de su matiz.

Las propiedades obvias que podemos ver cuando miramos un color aislado y se le deja actuar solo, por un lado son la calidez o frialdad del tono de color y por el otro la claridad u oscuridad de ese tono. El calor es una tendencia hacia el amarillo, y la frialdad una tendencia hacia el azul; amarillo y azul, forman el primer gran contraste y dinámica. El amarillo tiene un movimiento excéntrico y el azul un movimiento concéntrico; una superficie amarilla parece moverse más cerca de nosotros, mientras que una superficie azul parece alejarse. El amarillo es un color típicamente terrestre, cuya violencia puede ser dolorosa y agresiva. El azul es un color celeste, que evoca una profunda calma. La combinación de los rendimientos de azul y amarillo da un resultado de inmovilidad y de calma, que es el verde.

La claridad es una tendencia hacia el blanco, y la oscuridad es una tendencia hacia el negro. Blanco y negro forman el gran contraste segundo, que es estático. El blanco es un silencio profundo, absoluto, lleno de posibilidades. El negro es la nada sin posibilidad, un silencio eterno sin esperanza, y se corresponde con la muerte. La mezcla de blanco con negro da gris, que no posee ninguna fuerza activa y cuya tonalidad es cercana a la de verde. El gris corresponde a la inmovilidad sin esperanza, pero tiende a la desesperación cuando se pone oscuro, recuperando un poco de esperanza cuando se ilumina.

El rojo es un color cálido, alegre y agitado, es contundente, un movimiento en sí mismo. Mezclado con negro se vuelve marrón, un color fuerte. Mezclado con amarillo, gana en calidez y se vuelve naranja, que imparte un movimiento de irradiación en sus alrededores. Cuando se mezcla con rojo y azul se aleja para convertirse en púrpura, que es un rojo fresco. Rojo y verde forman el gran contraste tercero, y naranja y púrpura el cuarto.

El ojo humano puede relacionar todo tipo de vivencias y sentimientos por medio de los colores y las formas. No necesariamente tiene que tener una representación exacta para identificarse con la misma. No es sino el uso correcto de los colores y/o formas lo que hace que una pintura pueda transmitir un mensaje e incluso armonizar con el alma humana.

Punto y línea sobre el plano

 
Portada del libro Punto y línea sobre el plano

el autor mira objetivamente, sino desde el punto de vista de su efecto sobre el observador interior.

Un punto es un elemento pequeño de color formulado por el artista en el lienzo. No es ni un punto geométrico ni una abstracción matemática, sino que es la extensión, forma y color. Esta forma puede ser un cuadrado, un triángulo, un círculo, una estrella o algo más complejo. El punto es la forma más concisa, aunque de acuerdo con su ubicación en el plano básico tomará una tonalidad diferente. Puede ser aislado o resuenan con otros puntos o líneas.

Una línea es el producto de una fuerza que se ha aplicado en una dirección dada: la fuerza ejercida sobre el lápiz o pincel por el artista. Las formas producidas lineales pueden ser de varios tipos: una línea recta, que resulta de una fuerza única aplicado en una sola dirección; una línea angular, como resultado de la alternancia de dos fuerzas en diferentes direcciones, o una curva (o en forma de onda) línea, producido por el efecto de dos fuerzas que actúan simultáneamente. Un avión se pueden obtener por condensación (desde unos girar alrededor de la línea de uno de sus extremos).

El efecto subjetivo producido por una línea depende de su orientación: una línea horizontal corresponde con el suelo en el que el hombre se apoya y se mueve, sino que posee una tonalidad afectiva oscura y fría similar a la de color negro o azul. Una línea vertical corresponde con la altura, y no ofrece ningún apoyo, sino que posee una tonalidad luminosa cálida próximo al blanco y amarillo. Una diagonal posee una más o menos caliente o frío tonalidad, de acuerdo con su inclinación hacia la horizontal o la vertical.

 
Puntos, 1920, 110.3 × 91.8 cm, Museo de Arte Ohara

Una fuerza que se despliega, sin obstáculos, como la que produce una línea recta se corresponde con lirismo, varias fuerzas que se enfrentan (o molestar) sí forman un drama. El ángulo formado por la línea angular también tiene una sonoridad interior que es cálido y cercano al amarillo para un ángulo agudo (un triángulo), el frío y similar a azul por un ángulo obtuso (un círculo), y similar al rojo por un ángulo recto (un cuadrado).

El plano de base es, en general, rectangular o cuadrada. por lo tanto, que se compone de líneas horizontales y verticales que delimitan y definen como una entidad autónoma que soporta la pintura, comunicando su tonalidad afectiva. Esta tonalidad se determina por la importancia relativa de las líneas horizontales y verticales: las horizontales que dan una tonalidad calma, frío al plano de base, mientras que las verticales impartir una tonalidad calma, cálido. El artista intuye el efecto interior del formato de lienzo y dimensiones, que él elige de acuerdo a la tonalidad que quiere dar a su obra. Kandinsky considera el plano básico de un ser vivo, que el artista "fecunda" y se siente "respirar".

Cada parte del plano básico posee una coloración afectiva, lo que influye en la tonalidad de los elementos pictóricos que redactará en él, y contribuye a la riqueza de la composición resultante de la yuxtaposición en el lienzo. Lo anterior del plano básico se corresponde con soltura y ligereza que, mientras que la continuación evoca la condensación y la pesadez. El trabajo del pintor es escuchar y conocer estos efectos para producir pinturas que no son solo el resultado de un proceso al azar, sino el fruto del trabajo auténtico y el resultado de un esfuerzo hacia la belleza interior.

Referencias

  1. «The first abstract artist? (And it's not Kandinsky) - Tate». www.tate.org.uk. 
  2. Lindsay, Kenneth; Vergo, Peter (1994). Kandinsky: Complete Writings on Art. New York: Da Capo Press. 
  3. Lindsay, Kenneth; Vergo, Peter (1994). Kandinsky: Complete Writings on Art. New York: Da Capo Press.
  4. Lindsay, Kenneth and Peter Vergo. "Introduction". Kandinsky: Complete Writings on Art. New York: Da Capo Press, 1994.
  5. Düchting, Hajo. «Wassily Kandinsky 1866-1944: a Revolution in Painting». Taschen. Consultado el 4 de junio de 2013. 
  6. Ku, Oleg. wassilykandinsky.net, ed. «The Biography» (en inglés). Consultado el 20 de septiembre de 2013. 
  7. «Wassily Kandinsky, el tirabombas de la imagen y el color». Consultado el 16 de diciembre de 2014. 
  8. «Reabre en Múnich, tras ser reformado por Foster, el museo con lo mejor de 'El jinete azul'». Consultado el 24 de mayo de 2013. 
  9. «Un homenaje en la web a Wassily Kandinsky, en el 148 aniversario de su nacimiento». Consultado el 16 de diciembre de 2014. 
  10. «Nina Kandinsky (Andreevskaya)» (en inglés). Consultado el 20 de junio de 2013. 
  11. Shelokhonov, Steve. IMDb, ed. «Wassily Kandinsky» (en inglés). Consultado el 22 de septiembre de 2013. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Vasili Kandinski.
  • Kandinsky, VÍDEOS de vida y obra
  • Web dedicada a Wassily Kandinsky
  • Wassily Kandinsky papers, 1911-1940 The Getty Research Institute, Los Ángeles, California. Russian-born artist considered to be one of the creators of abstract painting. (en inglés)
  •   Datos: Q61064
  •   Multimedia: Wassily Kandinsky
  •   Citas célebres: Vasili Kandinski

vasili, kandinski, este, artículo, sección, tiene, referencias, pero, necesita, más, para, complementar, verificabilidad, este, aviso, puesto, febrero, 2016, vasili, vasílievich, kandinsky, ruso, Василий, Васильевич, Кандинский, moscú, diciembrejul, diciembre,. Este articulo o seccion tiene referencias pero necesita mas para complementar su verificabilidad Este aviso fue puesto el 13 de febrero de 2016 Vasili Vasilievich Kandinsky en ruso Vasilij Vasilevich Kandinskij Moscu 4 de diciembrejul 16 de diciembre de 1866greg Neuilly sur Seine 13 de diciembre de 1944 fue un pintor ruso que tambien teorizo sobre arte Se le ha considerado erroneamente el precursor del arte abstracto en pintura Se considero durante muchos anos que con el comienza la abstraccion lirica y el expresionismo Sin embargo se ha desmostrado que artistas como Hilma af Klint y Georgiana Houghton entre otras ya realizaron pinturas abstractas a finales del siglo XIX y principios del XX 1 Vasili KandinskyVasilij KandinskijInformacion personalNombre de nacimientoVasily Vasilievich KandinskyNombre en rusoVasilij Vasilevich KandinskijNacimiento16 de diciembre de 1866Imperio RusoFallecimiento13 de diciembre de 1944 78 anos Neuilly sur Seine FranciaCausa de muerteAccidente cerebrovascularSepulturaNeuilly sur Seine New Communal CemeteryResidenciaMoscu Neuilly sur Seine Odesa y MunichNacionalidadRusa FrancesaFamiliaConyugeGabriele Munter 1903 1916 Nina Kandinsky 1917 1944 EducacionEducacionAcademia de Bellas Artes de MunichEducado enAcademia de Bellas Artes de MunichFacultad de Leyes de la Universidad estatal de Moscu Ciencias Economicas y Derecho Alumno deFranz von StuckJosef AlbersAnton AzbeInformacion profesionalAreaPintura teoriaCargos ocupadosDirector de Instituto de cultura artisticaEmpleadorBauhaus 1922 1933 MovimientosExpresionismo arte abstracto fauvismoGenerosPintura graficos teoria y arte abstractoMiembro deDie Blaue VierEl Jinete AzulAbstraccion CreacionFirmaWebSitio webwww wassilykandinsky net editar datos en Wikidata Paso su ninez en Odessa donde se graduo en la Escuela de Arte Grekov Odessa Se matriculo en la Universidad Estatal de Moscu donde estudio derecho y economia tras lo cual empezo a ejercer con exito su profesion e incluso le ofrecieron un puesto de profesor de derecho romano en la Universidad de Dorpat Sin embargo decidio comenzar a estudiar pintura cuando tenia 30 anos En 1896 se establecio en Munich Alemania donde se formo en la escuela privada de Anton Azbe primero y en la Academia de Bellas Artes de Munich despues Regreso a Moscu en 1914 despues del estallido de la Primera Guerra Mundial Tras la Revolucion rusa se convirtio en un gran conocedor de la administracion cultural de Anatoli Lunacharski el Comisario de Educacion de la nueva administracion sovietica de Rusia 2 y ayudo a fundar el Museo de Cultura de la Pintura 3 Sin embargo para entonces su perspectiva espiritual era ajena al materialismo argumentativo de la sociedad sovietica 4 y las oportunidades le atrajeron de nuevo a Alemania a donde retorno en 1920 Alli enseno en la Escuela de la Bauhaus de arte y arquitectura desde 1922 hasta que la cerraron los nazis en 1933 Entonces se traslado a Francia donde residio el resto de su vida y donde adquirio la ciudadania francesa en 1939 En este pais creo algunas de sus mejores obras Indice 1 Biografia 2 Juventud e inspiracion 1866 1896 3 Metamorfosis 4 Periodo El Jinete Azul 1911 1914 5 Regreso a Rusia 1914 1921 6 La Bauhaus 1922 1933 7 La gran sintesis 1934 1944 8 Arte abstracto 9 La Concepcion de Arte de Kandinsky 9 1 Teoria artistica y espiritual 9 2 De lo espiritual en el arte 9 3 Punto y linea sobre el plano 10 Referencias 11 Enlaces externosBiografia EditarKandinsky nacio el 16 de diciembre 4 de diciembre en el antiguo calendario ruso de 1866 proveniente de una familia de clase media alta Su padre Vasili Silvestrovich Kandinsky era un comerciante de te procedente de Kiajta una poblacion siberiana cercana a la frontera con Mongolia 5 La abuela de Vasili era una aristocrata mongola de la dinastia Gantimurov Lidia Ivanovna Tijeieva la madre de Vasili era de Moscu 6 Paso su infancia y juventud entre Moscu y Odesa donde se traslado la familia en 1871 6 Tras el divorcio de sus padres vivio con su padre Su tia Elizaveta Tijeieva tambien lo cuido 6 Su abuela materna era alemana y le hablaba en aleman En Odesa tomo clases de piano y de violonchelo 6 En 1886 Kandinsky comenzo sus estudios de Derecho y Ciencias economicas en la Universidad de Moscu Tambien estudio etnografia 6 En 1892 se caso con su prima Anna Chemyakina con quien vivio hasta 1904 En 1893 fue nombrado profesor asociado en la Facultad de Derecho En 1896 la Universidad de Tartu le ofrecio una plaza de profesor que rechazo para dedicarse por completo al arte Esta decision estuvo influida por la exposicion de los impresionistas en Moscu en 1895 al ver las obras de Monet y la representacion de Lohengrin de Richard Wagner en el teatro Bolshoi 6 Se traslado a Munich donde inicialmente no fue admitido en la Academia de Arte Estudio un tiempo en la academia privada de Anton Azbe hasta 1900 cuando fue admitido en la Academia Su profesor fue Franz von Stuck y como considero que la paleta de Kandinsky era demasiado brillante le hizo pintar en una gama de grises durante un ano 6 En 1901 fundo el grupo Phalanx cuyo proposito principal era introducir las vanguardias francesas en el provinciano ambiente muniques para lo que abrio una escuela en la que daba clases Sus pinturas de los primeros anos del siglo eran paisajes ejecutados con espatula en un principio sombrios para luego adquirir una intensidad casi fauve Tambien pinto temas fantasticos basados en tradiciones rusas o en la Edad Media alemana Este periodo estuvo marcado por la experimentacion tecnica en particular en el uso del temple sobre un papel oscuro para dar una impresion de superficie transparente iluminada desde atras La consistencia tonal del claroscuro enfatiza el esquema borrando la distincion entre las figuras y el fondo resultando una composicion casi abstracta En 1902 expuso por primera vez con la Secesion de Berlin y realizo sus primeras xilografias En 1903 y 1904 viaja por Italia Paises Bajos Africa y visita Rusia En 1904 expuso en el Salon de Otono de Paris En 1903 se divorcio de Anna Chemyakina y se caso con la joven artista Gabriele Munter Durante cinco anos viajo con su esposa por Europa pintando y participando en exposiciones Volvio a Baviera y se asento en Murnau am Staffelsee en la falda de los Alpes 6 En 1909 fue elegido presidente de la Nueva Asociacion de Artistas de Munich NKVM La primera exposicion del grupo tuvo lugar en la galeria Thannhauser de Munich ese mismo ano Hacia el final de la decada las pinturas de Kandinsky denotan una gran tendencia a la plenitud por la equivalencia en intensidad de las areas de color y la superficie reluciente que destruye toda ilusion de profundidad Las series de cuadros de jinetes en combate comenzaron en 1909 y en ellas la linea del horizonte se va erradicando gradualmente al igual que otras referencias espaciales En 1913 escribio sus memorias y una coleccion de poesias 6 En 1913 una obra suya se presento en el Armory Show de Nueva York Al estallar la Primera Guerra Mundial abandono Alemania y junto a su esposa Gabriele se mudaron a Suiza el 3 de agosto de 1914 En noviembre de 1914 Gabriele volvio a Munich y Kandinsky volvio a Moscu En el otono de 1916 conocio a Nina Andreievskaya que era hija de un general ruso Se caso con ella en febrero de 1917 6 A partir de la Revolucion de octubre de 1917 Kandinsky desarrollo un trabajo administrativo para el Comisariado del Pueblo para la Educacion entre los proyectos de este organismo estaba la reforma del sistema educativo de las escuelas de arte En 1920 fue uno de los fundadores en Moscu del INJUK Instituto para la Cultura Artistica a lo largo de este ano surgio el conflicto entre Kandinsky Malevich y otros pintores idealistas frente a los productivismo productivistas o constructivistas Vladimir Tatlin y Aleksandr Rodchenko este ultimo grupo encontro un fuerte apoyo en el plan de propaganda monumental ideado por las autoridades politicas de la Revolucion La situacion de tension propicio la salida de Kandinsky de Rusia En 1922 se traslado a Weimar Alemania donde impartio clases teoricas para la Escuela de la Bauhaus En 1926 se publico su libro Punto y linea sobre el plano Contribucion al analisis de los elementos pictoricos Una continuacion organica de su trabajo anterior De lo espiritual en el arte Hacia 1931 los nacionalsocialistas iniciaron una campana a gran escala contra la Bauhaus que llevo a su cierre en 1932 Kandinsky y su esposa emigraron a Francia y fijaron su residencia en suburbio de Paris Juventud e inspiracion 1866 1896 Editar Puerto de Odesa oleo sobre lienzo 1898 Galeria Tretiakov Kandinsky recuerda la fascinacion por el color como un nino Su fascinacion por el simbolismo del color y la psicologia continuo a medida que crecia En 1889 formo parte de un grupo de investigacion etnografica que viajo a Vologda al norte de la region de Moscu En Mirada retrospectiva relata que las casas e iglesias fueron decoradas con colores tan brillantes que al entrar en ellos sentia que se movia en una pintura Esta experiencia y su estudio de arte popular de la region en particular el uso de colores brillantes sobre un fondo oscuro se reflejo en gran parte de sus primeros trabajos Unos anos mas tarde primero comparo pintura para componer musica de la manera por la cual se convertiria en senalar escribiendo El color es la tecla El ojo es el martillo El alma es el piano El artista es la mano que con una u otra tecla hace vibrar el espiritu del ser humano En 1896 a la edad de 30 anos Kandinsky abandono una prometedora carrera docente en el mundo de la ley y la economia para inscribirse en la escuela de arte de Munich No se le concedio inmediatamente la admision y comenzo a aprender el arte por si mismo Ese mismo ano antes de salir de Moscu vio una exposicion de pinturas de Monet Quedo impactado con el estilo impresionista de la serie de los Haystacks por su fuerte sentido de color casi independiente de los objetos mismos Kandinsky fue influenciado de manera similar durante este periodo por Richard Wagner que segun el empujo los limites de la musica y la melodia mas alla de lirismo estandar 6 Fue tambien espiritualmente influenciado por Helena Blavatsky 1831 1891 la mejor exponente conocida de la teosofia La Teoria teosofica postula que la creacion es una progresion geometrica a partir de un solo punto El aspecto creativo de la forma que se expresa mediante una serie descendente de circulos triangulos y cuadrados Los libros de Kandinsky De lo espiritual en el arte 1910 y Punto y linea sobre el plano 1926 se hicieron eco de esta doctrina teosofica Metamorfosis Editar Der Blaue Reiter El jinete azul 1903 Domingo Rusia antigua oleo sobre lienzo 1904 La escuela de arte por lo general se considera dificil pero era facil para Kandinsky Fue durante este tiempo que comenzo a surgir como un teorico del arte y como un pintor El numero de sus pinturas existentes aumento a principios del siglo xx queda mucho de los paisajes y pueblos que pinto con amplios sectores de formas de color y reconocible En su mayor parte sin embargo las pinturas de Kandinsky no cuentan con ninguna figura humana una excepcion es Domingo Rusia antigua 1904 en la que Kandinsky recrea una vista muy colorida y de fantasia de los campesinos y los nobles frente a los muros de una ciudad Pareja a caballo 1907 representa a un hombre a caballo con una mujer con la ternura y el cuidado que cabalgan junto a un pueblo ruso con paredes luminosas a traves de un rio El caballo esta en silencio mientras las hojas de los arboles la ciudad y los reflejos en el rio brillan con manchas de color Este trabajo demuestra la influencia del puntillismo en la forma en que se pierde la profundidad de campo en una superficie plana y luminiscente La influencia del fovismo es tambien evidente en estas primeras obras Los colores se utilizan para expresar la experiencia de Kandinsky con la materia no para describir la naturaleza objetiva Quizas la mas importante de sus pinturas de la primera decada de 1900 fue El Jinete Azul 1903 la cual muestra una pequena figura envuelta en un caballo veloz corriendo por un prado rocoso La capa del jinete es azul medio y la sombra proyectada es de color azul oscuro En el primer plano son sombras azules mas amorfas las traseras de los arboles en otono en el fondo El jinete azul en la pintura destaca aunque no claramente definido y el caballo tiene un andar anormal que Kandinsky debia saber Algunos historiadores del arte creen que una segunda figura tal vez un nino va agarrado por el piloto aunque puede tratarse de una sombra del jinete solitario Esta disyuncion intencional que permite a los espectadores a participar en la complecion de la obra de arte se convirtio en una tecnica cada vez mas consciente utilizada por Kandinsky en los anos siguientes y culmino en las obras abstractas del periodo 1911 1914 En El Jinete Azul Kandinsky muestra el jinete mas como una serie de colores que en los detalles especificos Esta pintura no es una excepcion en este sentido en comparacion con los pintores contemporaneos pero muestra la direccion que Kandinsky tomaria solo unos pocos anos despues Entre 1906 y 1908 Kandinsky paso mucho tiempo viajando por Europa el era un asociado de Blue Rose grupo simbolista de Moscu hasta que se instalo en la pequena ciudad bavara de Murnau 7 El cuadro Montana Azul 1908 1909 fue pintado en este momento lo que demuestra su tendencia hacia la abstraccion Una montana azul esta flanqueada por dos arboles grandes uno amarillo y uno rojo Una procesion con tres jinetes y varios figuras se cruza en la parte inferior Las caras ropa y sillas de montar de los jinetes son cada una de un solo color y ni ellos ni las figuras caminando muestran cualquier detalle real Los planos y los contornos tambien son indicativos de la influencia fauvista El amplio uso del color en Montana Azul ilustra la inclinacion de Kandinski hacia un arte en el que el color se presenta independientemente de la forma y en el que a cada color se le da la misma atencion La composicion es mas plana el cuadro se divide en cuatro secciones el cielo el arbol rojo el amarillo y el arbol de la montana azul con los tres jinetes Akhtyrka 1901 Lenbachhaus Munich Sol de Roterdam 1906 Murnau calle de pueblo 1908 Coleccion Werner Merzbacher Casas en Munich 1908 Otono en Baviera oleo sobre lienzo 1908 Centro Pompidou Murnau tren y castillo 1909Periodo El Jinete Azul 1911 1914 EditarArticulo principal Der Blaue Reiter En 1911 Wassily Kandinsky y Franz Marc y otros artistas fundaron en Munich un movimiento expresionismo expresionista Der Blaue Reiter El Jinete Azul en Idioma espanol espanol que transformo el expresionismo aleman 8 9 Regreso a Rusia 1914 1921 Editar Fuga oleo sobre tela 1914 De 1918 a 1921 Kandinsky trabaja en la politica cultural de Rusia y colabora en la educacion artistica y la reforma de los museos Pinto poco durante este periodo dedicando su tiempo a la ensenanza artistica con un programa basado en el analisis de la forma y del color Tambien ayudo a organizar el Instituto de Cultura Artistica en Moscu En 1916 conocio a Nina Andreievskaya 10 con quien se caso al ano siguiente 11 Su punto de vista espiritual y expresionista del arte fue finalmente rechazado por los miembros radicales del Instituto Tatlin Rodchenko como demasiado individualista y burgues En 1921 Kandinsky fue invitado a ir a Alemania para asistir a la Bauhaus de Weimar por su fundador el arquitecto Walter Gropius La Bauhaus 1922 1933 Editar En blanco II oleo sobre lienzo 1923 Centro Pompidou Kandinski no solo enseno en las clases de diseno basico para principiantes y el curso sobre teoria avanzada en el Bauhaus sino que tambien llevo a cabo clases de pintura y un taller en el que aumento su teoria del color con los nuevos elementos de la psicologia de la forma El desarrollo de sus trabajos sobre el estudio de las formas en particular en los puntos y formas de linea dio lugar a la publicacion de su segundo libro teorico Punto y linea sobre el plano en 1926 Los elementos geometricos adquieren una importancia cada vez mayor tanto en su ensenanza y como en su pintura especialmente el circulo medio circulo el angulo las lineas rectas y curvas Este periodo fue sumamente productivo Esta libertad se caracteriza en sus obras por el tratamiento rico en colores y matices como en el amarillo rojo azul 1925 donde Kandinski ilustra su distancia desde el constructivismo y el suprematismo movimientos influyentes de la epoca Los dos metros de ancho amarillo rojo azul 1925 se componen de varias formas un rectangulo vertical amarillo una cruz inclinada roja y un gran circulo azul oscuro una multitud de lineas negras rectas o sinuosa arcos circulares circulos monocromaticas y dameros de colores dispersos contribuyendo a su delicada complejidad Esta simple identificacion visual de las formas y de las masas principales de los colores presentes en el lienzo son solo una primera aproximacion a la realidad interna de la obra cuyo reconocimiento exige la observacion mas profunda no solo de formas y colores que intervienen en la obra sino su relacion absoluta las posiciones relativas en el lienzo y su armonia Kandinsky fue uno de Die Blaue Vier Blue Four formada en 1924 con Paul Klee Feininger y Aleksei von Jawlensky que dio conferencias y exhibio en los Estados Unidos en 1924 Debido a la hostilidad de la derecha y a la izquierda de la Bauhaus de Weimar se establecieron en Dessau en 1925 7 Despues de una campana de difamacion nazi de la Bauhaus Dessau en 1932 se marcha a Berlin hasta su disolucion en julio de 1933 Kandinski luego abandono Alemania y se establecio en Paris La gran sintesis 1934 1944 Editar Cielo azul oleo sobre lienzo 1940 Centro Pompidou Al vivir en un pequeno apartamento en Paris Kandinsky creo su trabajo en un estudio de la sala Con formas biomorficas flexibles no geometricas los contornos de las formas que aparecen en sus pinturas sugieren organismos microscopicos que no hacen sino expresar la vida interior del artista Kandinsky utiliza composiciones originales en color que evocan el arte popular eslavo Tambien en ocasiones mezcla con arena la pintura para dar a sus obras una textura granular y rustica Este periodo corresponde a una sintesis de los trabajos previos de Kandinsky en el que utilizo todos los elementos enriqueciendolos En 1936 y 1939 pinto sus dos ultimas composiciones principales el tipo de telas elaboradas no se habia producido durante muchos anos Composicion IX tiene mucho contraste y diagonales poderosas cuya principal forma da la impresion de un embrion en el utero Pequenos cuadrados de colores y bandas de colores destacan sobre el fondo negro del cuadro Composicion X como fragmentos de estrellas o filamentos mientras enigmaticos jeroglificos con tonos pastel cubren una gran masa marron que parece flotar en la esquina superior izquierda del lienzo En la obra de Kandinsky algunas caracteristicas son evidentes mientras que ciertos toques son mas discretos y velados y solo se revelan progresivamente tras profundizar en la relacion con su trabajo Tenia la intencion de sus formas sutilmente armonizados y colocados para resonar con el alma del observador En este periodo muchas de sus obras fueron adquiridas por Solomon Guggenheim que fue uno de sus apoyos mas entusiastas 11 Arte abstracto EditarEl desarrollo de Kandinsky hacia la arte abstracto abstraccion encuentra su justificacion teorica en Abstraccion y empatia de Wilhelm Worringer que se habia publicado en 1908 Argumenta que la jerarquia de valores al uso basada en las leyes del Renacimiento no es valida para considerar el arte de otras culturas muchos artistas crean desde la realidad pero con un impulso abstracto que hace que las ultimas tendencias del arte se den en sociedades menos materialistas Kandinsky al igual que Piet Mondrian estaba interesado tambien en la teosofia entendida como la verdad fundamental que subyace detras de doctrinas y rituales en todas las religiones del mundo la creencia en una realidad esencial oculta tras las apariencias proporciona una obvia racionalidad al arte abstracto En 1912 publico De lo Espiritual en el Arte donde critica a las instituciones academicas tradicionalistas y la idea de arte en general Es el primer libro que describe la fundacion teorica del movimiento abstracto y habla de una nueva epoca de gran espiritualidad y de la contribucion de la pintura a ella El arte nuevo debe basarse en un lenguaje de color y Kandinsky da las pautas sobre las propiedades emocionales de cada tono y de cada color a diferencia de teorias sobre el color mas antiguas el no se interesa por el espectro sino solo en la respuesta del alma 6 Entre 1926 y 1933 pinto 159 oleos y 300 acuarelas Muchos de ellos se perdieron despues de que los nazis declararon degeneradas sus pinturas 6 En 1939 se nacionalizo frances 11 La Concepcion de Arte de Kandinsky EditarTeoria artistica y espiritual Editar Composicion VII Galeria Tretiakov Segun Kandinsky esta es la pieza mas compleja que pinto 1913 Al igual que en las teorias de los ensayos Der Blaue Reiter Almanac y las indicaciones del compositor Arnold Schoenberg Kandinsky expreso tambien la comunion entre el artista y el espectador como puestas a disposicion tanto de los sentidos como de la mente sinestesia Escuchando tonos y acordes mientras pintaba Kandinsky afirma que por ejemplo el amarillo es el color del centro en una trompeta de laton negro es el color del cierre y el fin de las cosas y que las combinaciones de colores producen frecuencias vibratorias similares a los acordes tocados en un piano Kandinsky tambien desarrollo una teoria de las figuras geometricas y sus relaciones afirmando por ejemplo que el circulo es la forma mas pacifica y representa el alma humana Estas teorias se explican en Punto y linea sobre el plano ver mas abajo Durante los estudios que Kandinsky hizo en preparacion para Composicion IV se sintio agotado y se fue a dar un paseo Mientras estaba fuera Gabriele Munter arreglo su estudio y sin querer le dio vuelta el lienzo Al regresar y ver la tela sin reconocerla Kandinsky cayo de rodillas y lloro diciendo que era la pintura mas hermosa que habia visto nunca Habia sido liberado del apego a un objeto Como la primera vez que vio Pilas de Heno de Monet experiencia que cambiaria su vida En otro episodio con Munter durante los anos expresionistas abstractos bavaros Kandinsky estaba trabajando en su Composicion VI que le tomo casi seis meses de estudio y preparacion La obra pretendia evocar una inundacion el bautismo la destruccion y renacimiento al mismo tiempo Despues de describir el trabajo sobre un panel de madera de tamano mural se quedo bloqueado y no pudo continuar Munter le dijo que el estaba atrapado en su intelecto y no alcanzaba el verdadero sujeto de la fotografia Le sugirio que se limitara a repetir la palabra uberflut diluvio o inundacion y se centrara en su sonido y no su significado Repitiendo esta palabra como un mantra Kandinsky pinto y completo la obra monumental en un lapso de tres dias El analisis sobre las formas y los colores de Kandinsky resulta no de simples y arbitrarias asociaciones con ideas sino de la experiencia interior del pintor Paso anos creando pinturas abstractas sensorialmente ricas trabajando con formas y colores sin descanso observando sus pinturas y las de otros artistas teniendo en cuenta sus efectos sobre su sentido del color Esta experiencia subjetiva es algo que el filosofo frances Michel Henry llama subjetividad absoluta o la absoluta vida fenomenologica De lo espiritual en el arte Editar Portada del libro Sobre lo espiritual en el arte de Wassily Kandinsky Publicado en 1912 el libro de Kandinsky compara lo espiritual en la vida de la humanidad a una piramide el artista tiene la mision de guiar a otros a la cima con su obra La punta de la piramide son esos pocos artistas grandes Se trata de una piramide espiritual avanzando y ascendiendo lentamente incluso si a veces parece inmovil Durante los periodos decadentes el alma se hunde hasta el fondo de la piramide la humanidad solo busca el exito externo haciendo caso omiso de las fuerzas espirituales La evolucion del Arte y del mundo espiritual se produce en libertad fuera de influencias a veces se centra en el color y otras veces se centra en las formas La evolucion en la pintura depende de las formas y los colores de como se vayan utilizando y combinando Una serie de figuras iguales pueden transmitir un mismo mensaje sin embargo si existe una variacion de color y o formas en la composicion el mensaje se distorsiona Al igual que los colores las formas tendran sus efectos espirituales los triangulos se relaciona mas con los tonos calidos amarillo rojo esto por la agudeza de sus angulos en el caso de los colores profundos se relacionan con formas mas cuadradas y redondas La espiritualidad humana va a reaccionar segun como el artista utilice las formas y los colores con un simple color se pueden transmitir diferentes sentimientos como tristeza o alegria dependiendo de su matiz Las propiedades obvias que podemos ver cuando miramos un color aislado y se le deja actuar solo por un lado son la calidez o frialdad del tono de color y por el otro la claridad u oscuridad de ese tono El calor es una tendencia hacia el amarillo y la frialdad una tendencia hacia el azul amarillo y azul forman el primer gran contraste y dinamica El amarillo tiene un movimiento excentrico y el azul un movimiento concentrico una superficie amarilla parece moverse mas cerca de nosotros mientras que una superficie azul parece alejarse El amarillo es un color tipicamente terrestre cuya violencia puede ser dolorosa y agresiva El azul es un color celeste que evoca una profunda calma La combinacion de los rendimientos de azul y amarillo da un resultado de inmovilidad y de calma que es el verde La claridad es una tendencia hacia el blanco y la oscuridad es una tendencia hacia el negro Blanco y negro forman el gran contraste segundo que es estatico El blanco es un silencio profundo absoluto lleno de posibilidades El negro es la nada sin posibilidad un silencio eterno sin esperanza y se corresponde con la muerte La mezcla de blanco con negro da gris que no posee ninguna fuerza activa y cuya tonalidad es cercana a la de verde El gris corresponde a la inmovilidad sin esperanza pero tiende a la desesperacion cuando se pone oscuro recuperando un poco de esperanza cuando se ilumina El rojo es un color calido alegre y agitado es contundente un movimiento en si mismo Mezclado con negro se vuelve marron un color fuerte Mezclado con amarillo gana en calidez y se vuelve naranja que imparte un movimiento de irradiacion en sus alrededores Cuando se mezcla con rojo y azul se aleja para convertirse en purpura que es un rojo fresco Rojo y verde forman el gran contraste tercero y naranja y purpura el cuarto El ojo humano puede relacionar todo tipo de vivencias y sentimientos por medio de los colores y las formas No necesariamente tiene que tener una representacion exacta para identificarse con la misma No es sino el uso correcto de los colores y o formas lo que hace que una pintura pueda transmitir un mensaje e incluso armonizar con el alma humana Punto y linea sobre el plano Editar Portada del libro Punto y linea sobre el plano el autor mira objetivamente sino desde el punto de vista de su efecto sobre el observador interior Un punto es un elemento pequeno de color formulado por el artista en el lienzo No es ni un punto geometrico ni una abstraccion matematica sino que es la extension forma y color Esta forma puede ser un cuadrado un triangulo un circulo una estrella o algo mas complejo El punto es la forma mas concisa aunque de acuerdo con su ubicacion en el plano basico tomara una tonalidad diferente Puede ser aislado o resuenan con otros puntos o lineas Una linea es el producto de una fuerza que se ha aplicado en una direccion dada la fuerza ejercida sobre el lapiz o pincel por el artista Las formas producidas lineales pueden ser de varios tipos una linea recta que resulta de una fuerza unica aplicado en una sola direccion una linea angular como resultado de la alternancia de dos fuerzas en diferentes direcciones o una curva o en forma de onda linea producido por el efecto de dos fuerzas que actuan simultaneamente Un avion se pueden obtener por condensacion desde unos girar alrededor de la linea de uno de sus extremos El efecto subjetivo producido por una linea depende de su orientacion una linea horizontal corresponde con el suelo en el que el hombre se apoya y se mueve sino que posee una tonalidad afectiva oscura y fria similar a la de color negro o azul Una linea vertical corresponde con la altura y no ofrece ningun apoyo sino que posee una tonalidad luminosa calida proximo al blanco y amarillo Una diagonal posee una mas o menos caliente o frio tonalidad de acuerdo con su inclinacion hacia la horizontal o la vertical Puntos 1920 110 3 91 8 cm Museo de Arte Ohara Una fuerza que se despliega sin obstaculos como la que produce una linea recta se corresponde con lirismo varias fuerzas que se enfrentan o molestar si forman un drama El angulo formado por la linea angular tambien tiene una sonoridad interior que es calido y cercano al amarillo para un angulo agudo un triangulo el frio y similar a azul por un angulo obtuso un circulo y similar al rojo por un angulo recto un cuadrado El plano de base es en general rectangular o cuadrada por lo tanto que se compone de lineas horizontales y verticales que delimitan y definen como una entidad autonoma que soporta la pintura comunicando su tonalidad afectiva Esta tonalidad se determina por la importancia relativa de las lineas horizontales y verticales las horizontales que dan una tonalidad calma frio al plano de base mientras que las verticales impartir una tonalidad calma calido El artista intuye el efecto interior del formato de lienzo y dimensiones que el elige de acuerdo a la tonalidad que quiere dar a su obra Kandinsky considera el plano basico de un ser vivo que el artista fecunda y se siente respirar Cada parte del plano basico posee una coloracion afectiva lo que influye en la tonalidad de los elementos pictoricos que redactara en el y contribuye a la riqueza de la composicion resultante de la yuxtaposicion en el lienzo Lo anterior del plano basico se corresponde con soltura y ligereza que mientras que la continuacion evoca la condensacion y la pesadez El trabajo del pintor es escuchar y conocer estos efectos para producir pinturas que no son solo el resultado de un proceso al azar sino el fruto del trabajo autentico y el resultado de un esfuerzo hacia la belleza interior Referencias Editar The first abstract artist And it s not Kandinsky Tate www tate org uk Lindsay Kenneth Vergo Peter 1994 Kandinsky Complete Writings on Art New York Da Capo Press Lindsay Kenneth Vergo Peter 1994 Kandinsky Complete Writings on Art New York Da Capo Press Lindsay Kenneth and Peter Vergo Introduction Kandinsky Complete Writings on Art New York Da Capo Press 1994 Duchting Hajo Wassily Kandinsky 1866 1944 a Revolution in Painting Taschen Consultado el 4 de junio de 2013 a b c d e f g h i j k l m Ku Oleg wassilykandinsky net ed The Biography en ingles Consultado el 20 de septiembre de 2013 a b Wassily Kandinsky el tirabombas de la imagen y el color Consultado el 16 de diciembre de 2014 Reabre en Munich tras ser reformado por Foster el museo con lo mejor de El jinete azul Consultado el 24 de mayo de 2013 Un homenaje en la web a Wassily Kandinsky en el 148 aniversario de su nacimiento Consultado el 16 de diciembre de 2014 Nina Kandinsky Andreevskaya en ingles Consultado el 20 de junio de 2013 a b c Shelokhonov Steve IMDb ed Wassily Kandinsky en ingles Consultado el 22 de septiembre de 2013 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Vasili Kandinski Kandinsky VIDEOS de vida y obra Web dedicada a Wassily Kandinsky Wassily Kandinsky papers 1911 1940 The Getty Research Institute Los Angeles California Russian born artist considered to be one of the creators of abstract painting en ingles Datos Q61064 Multimedia Wassily Kandinsky Citas celebres Vasili Kandinski Obtenido de https es wikipedia org w index php title Vasili Kandinski amp oldid 141906924, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos