fbpx
Wikipedia

Expresionismo

El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo con la aparición del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en los primeros exponentes de las llamadas «vanguardias históricas». Más que un estilo con características propias comunes fue un movimiento heterogéneo, una actitud y una forma de entender el arte que aglutinó a diversos artistas de tendencias muy diversas y diferente formación y nivel intelectual. Surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX, los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista —la «expresión»— frente a la plasmación de la realidad —la «impresión»—.

Fränzi ante una silla tallada (1910), de Ernst Ludwig Kirchner, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Entendido de esta forma, el expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. Así, a menudo se ha calificado de expresionista la obra de diversos autores como Matthias Grünewald, Pieter Brueghel el Viejo, El Greco o Francisco de Goya. Algunos historiadores, para distinguirlo, escriben «expresionismo» –en minúsculas– como término genérico y «Expresionismo» –en mayúsculas– para el movimiento alemán.[1]

Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y del período de entreguerras (1918-1939). Esa amargura provocó un deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes artísticos. El expresionismo defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos –lo morboso, demoníaco, sexual, fantástico o pervertido–. Intentó reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios plásticos, que cobraron una significación metafísica, abriendo los sentidos al mundo interior. Entendido como una genuina expresión del alma alemana, su carácter existencialista, su anhelo metafísico y la visión trágica del ser humano en el mundo le hicieron reflejo de una concepción existencial liberada al mundo del espíritu y a la preocupación por la vida y la muerte, concepción que se suele calificar de "nórdica" por asociarse al temperamento que tópicamente se identifica con el estereotipo de los países del norte de Europa. Fiel reflejo de las circunstancias históricas en que se desarrolló, el expresionismo reveló el lado pesimista de la vida, la angustia existencial del individuo, que en la sociedad moderna, industrializada, se ve alienado, aislado. Así, mediante la distorsión de la realidad pretendían impactar al espectador, llegar a su lado más emotivo e interior.

El expresionismo no fue un movimiento homogéneo, sino de gran diversidad estilística: hay un expresionismo modernista (Munch), fauvista (Rouault), cubista y futurista (Die Brücke), surrealista (Klee), abstracto (Kandinski), etc. Aunque su mayor centro de difusión se dio en Alemania, también se percibe en otros artistas europeos (Modigliani, Chagall, Soutine, Permeke) y americanos (Orozco, Rivera, Siqueiros, Portinari). En Alemania se organizó principalmente en torno a dos grupos: Die Brücke (fundado en 1905), y Der Blaue Reiter (fundado en 1911), aunque hubo algunos artistas no adscritos a ningún grupo. Después de la Primera Guerra Mundial apareció la llamada Nueva Objetividad, que si bien surgió como rechazo al individualismo expresionista defendiendo un carácter más social del arte, su distorsión formal y su colorido intenso les hacen herederos directos de la primera generación expresionista.

Definición

 
Ecce homo (1925), de Lovis Corinth, Pinacoteca de Basilea.

La transición del siglo XIX al XX comportó numerosos cambios políticos, sociales y culturales. Por una parte, el auge político y económico de la burguesía, que vivió en las últimas décadas del siglo XIX (la Belle Époque) un momento de gran esplendor, reflejado en el modernismo, movimiento artístico puesto al servicio del lujo y la ostentación desplegados por la nueva clase dirigente. Sin embargo, los procesos revolucionarios efectuados desde la Revolución francesa (el último, en 1871, la fracasada Comuna de París) y el temor a que se repitiesen llevaron a las clases políticas a hacer una serie de concesiones, como las reformas laborales, los seguros sociales y la enseñanza básica obligatoria. Así, el descenso del analfabetismo comportó un aumento de los medios de comunicación y una mayor difusión de los fenómenos culturales, que adquirieron mayor alcance y mayor rapidez de difusión, surgiendo la “cultura de masas”.[2]

Por otro lado, los avances técnicos, especialmente en el terreno del arte la aparición de la fotografía y el cine, llevaron al artista a plantearse la función de su trabajo, que ya no consistía en imitar a la realidad, pues las nuevas técnicas lo hacían de forma más objetiva, fácil y reproducible. Igualmente, las nuevas teorías científicas llevaron a los artistas a cuestionarse la objetividad del mundo que percibimos: la teoría de la relatividad de Einstein, el psicoanálisis de Freud y la subjetividad del tiempo de Bergson provocaron que el artista se alejase cada vez más de la realidad. Así, la búsqueda de nuevos lenguajes artísticos y nuevas formas de expresión comportó la aparición de los movimientos de vanguardia, que supusieron una nueva relación del artista con el espectador: los artistas vanguardistas buscaban integrar el arte con la vida, con la sociedad, hacer de su obra una expresión del inconsciente colectivo de la sociedad que representa. A la vez, la interacción con el espectador provoca que este se involucre en la percepción y comprensión de la obra, así como en su difusión y mercantilización, factor que llevará a un mayor auge de las galerías de arte y de los museos.[3]

El expresionismo forma parte de las llamadas “vanguardias históricas”, es decir, las producidas desde los primeros años del siglo XX, en el ambiente previo a la Primera Guerra Mundial, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial (1945). Esta denominación incluye, además, al fauvismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el dadaísmo, el surrealismo, etc. La vanguardia está íntimamente ligada al concepto de modernidad, caracterizado por el fin del determinismo y de la supremacía de la religión, sustituidos por la razón y la ciencia, el objetivismo y el individualismo, la confianza en la tecnología y el progreso, en las propias capacidades del ser humano. Así, los artistas pretenden ponerse al frente del progreso social, expresar mediante su obra la evolución del ser humano contemporáneo.[4]

El término «expresionismo» fue utilizado por primera vez por el pintor francés Julien-Auguste Hervé, que utilizó la palabra “expressionisme” para designar una serie de cuadros presentados en el Salón de los Independientes de París en 1901, en contraposición al impresionismo. El término alemán «Expressionismus» fue adaptado directamente del francés –ya que la expresión en alemán es ‘Ausdruck’–, empleándose por primera vez en el catálogo de la XXII Exposición de la Secesión de Berlín en 1911, que incluía tanto obras de artistas alemanes como franceses. En literatura, fue aplicado por primera vez en 1911 por el crítico Kurt Hiller.[5]​ Posteriormente, el término expresionismo fue difundido por el escritor Herwarth Walden, editor de la revista Der Sturm (La tormenta), que se convirtió en el principal centro difusor del expresionismo alemán. Walden aplicó inicialmente el término a todas las vanguardias surgidas entre 1910 y 1920. En cambio, la aplicación del término expresionismo ligado exclusivamente al arte alemán de vanguardia fue idea de Paul Fechter en su libro Der Expressionismus (1914), que siguiendo las teorías de Worringer relacionó las nuevas manifestaciones artísticas como una expresión del alma colectiva alemana.[6]

 
Tirol (1914), de Franz Marc, Staatsgalerie Moderner Kunst, Múnich.

El expresionismo surgió como reacción al impresionismo: así como los impresionistas plasmaban en el lienzo una “impresión” del mundo circundante, un simple reflejo de los sentidos, los expresionistas pretendían reflejar su mundo interior, una “expresión” de sus propios sentimientos. Así, los expresionistas emplearon la línea y el color de un modo temperamental y emotivo, de fuerte contenido simbólico. Esta reacción frente al impresionismo supuso una fuerte ruptura con el arte elaborado por la generación precedente, convirtiendo al expresionismo en un sinónimo del arte moderno durante los primeros años del siglo XX.[7]​ El expresionismo supuso un nuevo concepto del arte, entendido como una forma de captar la existencia, de traslucir en imágenes el sustrato que subyace bajo la realidad aparente, de reflejar lo inmutable y eterno del ser humano y la naturaleza. Así, el expresionismo fue el punto de partida de un proceso de transmutación de la realidad que cristalizó en el expresionismo abstracto y el informalismo. Los expresionistas utilizaban el arte como una forma de reflejar sus sentimientos, su estado anímico, propenso por lo general a la melancolía, a la evocación, a un decadentismo de corte neorromántico. Así, el arte era una experiencia catártica, donde se purificaban los desahogos espirituales, la angustia vital del artista.[8]

En la génesis del expresionismo un factor fundamental fue el rechazo al positivismo, al progreso cientificista, a la creencia en las posibilidades ilimitadas del ser humano basadas en la ciencia y la técnica. En cambio, se empezó a generar un nuevo clima de pesimismo, de escepticismo, de descontento, de crítica, de pérdida de valores. Se vislumbraba una crisis en el desarrollo humano, que efectivamente se vio confirmada con el estallido de la Primera Guerra Mundial.[9]​ También cabe destacar en Alemania el rechazo al régimen imperialista de Guillermo II por parte de una minoría intelectual, ahogada por el militarismo pangermanista del káiser. Estos factores propiciaron un caldo de cultivo en el que progresivamente se fue gestando el expresionismo, cuyas primeras manifestaciones se produjeron en el terreno de la literatura: Frank Wedekind denunció en sus obras la moral burguesa, frente a la que oponía la libertad pasional de los instintos; Georg Trakl se evadió de la realidad refugiándose en un mundo espiritual creado por el artista; Heinrich Mann fue quien más directamente denunció la sociedad guillermina.[10]

La aparición del expresionismo en un país como Alemania no fue un hecho aleatorio, sino que se explica por el profundo estudio dedicado al arte durante el siglo XIX por los filósofos, artistas y teóricos alemanes, desde el romanticismo y las múltiples aportaciones al campo de la estética de personajes como Wagner y Nietzsche, hasta la estética cultural y la obra de autores como Konrad Fiedler (Para enjuiciar obras de arte visual, 1876), Theodor Lipps (Estética, 1903-1906) y Wilhelm Worringer (Abstracción y empatía, 1908). Esta corriente teórica dejó una profunda huella en los artistas alemanes de finales del siglo XIX y principios del XX, centrada sobre todo en la necesidad de expresarse del artista (la “innerer Drang” o necesidad interior, principio que asumió posteriormente Kandinski), así como la constatación de una ruptura entre el artista y el mundo exterior, el ambiente que lo envuelve, hecho que lo convierte en un ser introvertido y alienado de la sociedad. También influyó el cambio producido en el ambiente cultural de la época, que se alejó del gusto clásico grecorromano para admirar el arte popular, primitivo y exótico –sobre todo de África, Oceanía y Extremo Oriente–, así como el arte medieval y la obra de artistas como Grünewald, Brueghel y El Greco.[11]

 
El jinete circense (1913), de Ernst Ludwig Kirchner, Pinakothek der Moderne, Múnich.

En Alemania, el expresionismo fue más un concepto teórico, una propuesta ideológica, que no un programa artístico colectivo, si bien se aprecia un sello estilístico común a todos sus miembros. Frente al academicismo imperante en los centros artísticos oficiales, los expresionistas se agruparon en torno a diversos centros de difusión del nuevo arte, especialmente en ciudades como Berlín, Colonia, Múnich, Hannover y Dresde. Asimismo, su labor difusora a través de publicaciones, galerías y exposiciones ayudaron a extender el nuevo estilo por toda Alemania y, más tarde, toda Europa.[7]​ Fue un movimiento heterogéneo que, aparte de la diversidad de sus manifestaciones, realizadas en diversos lenguajes y medios artísticos, presentó numerosas diferencias e incluso contradicciones en su seno, con gran divergencia estilística y temática entre los diversos grupos que surgieron a lo largo del tiempo, e incluso entre los propios artistas que los integraban. Incluso los límites cronológicos y geográficos de esta corriente son imprecisos: si bien la primera generación expresionista (Die Brücke, Der Blaue Reiter) fue la más emblemática, la Nueva Objetividad y la exportación del movimiento a otros países supuso su continuidad en el tiempo al menos hasta la Segunda Guerra Mundial; geográficamente, si bien el centro neurálgico de este estilo se situó en Alemania, pronto se extendió a otros países europeos e incluso del continente americano.[12]

Después de la Primera Guerra Mundial el expresionismo pasó en Alemania de la pintura al cine y el teatro, que utilizaban el estilo expresionista en sus decorados, pero de forma puramente estética, desprovista de su significado original, de la subjetividad y el desgarramiento propios de los pintores expresionistas, que se convirtieron paradójicamente en artistas malditos.[13]​ Con el advenimiento del nazismo, el expresionismo fue considerado como «arte degenerado» (Entartete Kunst), relacionándolo con el comunismo y tachándolo de inmoral y subversivo, al tiempo que consideraron que su fealdad e inferioridad artística eran un signo de la decadencia del arte moderno (el decadentismo, por su parte, había sido un movimiento artístico que tuvo cierto desarrollo). En 1937 se organizó una exposición en el Hofgarten de Múnich con el título precisamente de Arte degenerado, con el objetivo de denostarlo y mostrar al público la baja calidad del arte producido en la República de Weimar. Para tal fin fueron confiscadas unas 16.500 obras de diversos museos, no sólo de artistas alemanes, sino de extranjeros como Gauguin, Van Gogh, Munch, Matisse, Picasso, Braque, Chagall, etc. La mayoría de esas obras fueron vendidas posteriormente a galeristas y marchantes, sobre todo en una gran subasta celebrada en Lucerna en 1939, aunque unas 5000 de esas obras fueron directamente destruidas en marzo de 1939, suponiendo un notable perjuicio para el arte alemán.[14]

Tras la Segunda Guerra Mundial el expresionismo desapareció como estilo, si bien ejerció una poderosa influencia en muchas corrientes artísticas de la segunda mitad de siglo, como el expresionismo abstracto norteamericano (Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning), el informalismo (Jean Fautrier, Jean Dubuffet), el grupo CoBrA (Karel Appel, Asger Jorn, Corneille, Pierre Alechinsky) y el neoexpresionismo alemán –directamente heredero de los artistas de Die Brücke y Der Blaue Reiter, lo que queda patente en su nombre–, y artistas individuales como Francis Bacon, Antonio Saura, Bernard Buffet, Nicolas de Staël, Horst Antes, etc.[15]

Orígenes e influencias

 
La Crucifixión, tabla central del Retablo de Isenheim (1512-1516), de Matthias Grünewald, Museo de Unterlinden, Colmar.

Aunque se conoce principalmente por expresionismo al movimiento artístico desarrollado en Alemania a principios del siglo XX, muchos historiadores y críticos de arte también emplean este término de forma más genérica para describir el estilo de gran variedad de artistas a lo largo de toda la Historia. Entendido como la deformación de la realidad para buscar una expresión más emocional y subjetiva de la naturaleza y del ser humano, el expresionismo es pues extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. Así, a menudo se ha calificado de expresionista la obra de diversos autores como El Bosco, Matthias Grünewald, Quentin Metsys, Pieter Brueghel el Viejo, El Greco, Francisco de Goya, Honoré Daumier, etc.[1]

 
La iglesia de Auvers-sur-Oise (1890), de Vincent Van Gogh, Musée d'Orsay, París.

Las raíces del expresionismo se encuentran en estilos como el simbolismo y el postimpresionismo, así como en los Nabis y en artistas como Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh. Asimismo, tienen puntos de contacto con el neoimpresionismo y el fauvismo por su experimentación con el color.[7]​ Los expresionistas recibieron numerosas influencias: en primer lugar la del arte medieval, especialmente el gótico alemán. De signo religioso y carácter trascendente, el arte medieval ponía énfasis en la expresión, no en las formas: las figuras tenían poca corporeidad, perdiendo interés por la realidad, las proporciones, la perspectiva. En cambio, acentuaba la expresión, sobre todo en la mirada: los personajes se simbolizaban más que se representaban. Así, los expresionistas se inspiraron en los principales artistas del gótico alemán, desarrollado a través de dos escuelas fundamentales: el estilo internacional (finales del siglo XIV-primera mitad del XV), representado por Conrad Soest y Stefan Lochner; y el estilo flamenco (segunda mitad del siglo XV), desarrollado por Konrad Witz, Martin Schongauer y Hans Holbein el Viejo. También se inspiraron en la escultura gótica alemana, que destacó por su gran expresividad, con nombres como Veit Stoss y Tilman Riemenschneider. Otro punto de referencia fue Matthias Grünewald, pintor tardomedieval que, aunque conoció las innovaciones del Renacimiento, siguió en una línea personal, caracterizada por la intensidad emocional, una expresiva distorsión formal y un intenso colorido incandescente, como en su obra maestra, el Retablo de Isenheim.[16]

Otro de los referentes del arte expresionista fue el arte primitivo, especialmente el de África y Oceanía, difundido desde finales del siglo XIX por los museos etnográficos. Las vanguardias artísticas encontraron en el arte primitivo una mayor libertad de expresión, originalidad, nuevas formas y materiales, una nueva concepción del volumen y el color, así como una mayor trascendencia del objeto, ya que en estas culturas no eran simples obras de arte, sino que tenían una finalidad religiosa, mágica, totémica, votiva, suntuaria, etc. Son objetos que expresan una comunicación directa con la naturaleza, así como con las fuerzas espirituales, con cultos y rituales, sin ningún tipo de mediación o interpretación.[17]

Pero su mayor inspiración provino del postimpresionismo, especialmente de la obra de tres artistas: Paul Cézanne, que comenzó un proceso de desfragmentación de la realidad en formas geométricas que desembocó en el cubismo, reduciendo las formas a cilindros, conos y esferas, y disolviendo el volumen a partir de los puntos más esenciales de la composición. Colocaba el color por capas, imbricando unos colores con otros, sin necesidad de líneas, trabajando con manchas. No utilizaba la perspectiva, sino que la superposición de tonos cálidos y fríos daban sensación de profundidad. En segundo lugar Paul Gauguin, que aportó una nueva concepción entre el plano pictórico y la profundidad del cuadro, a través de colores planos y arbitrarios, que tienen un valor simbólico y decorativo, con escenas de difícil clasificación, situadas entre la realidad y un mundo onírico y mágico. Su estancia en Tahití provocó que su obra derivase a un cierto primitivismo, con influencia del arte oceánico, reflejando el mundo interior del artista en vez de imitar la realidad. Por último, Vincent Van Gogh elaboraba su obra según criterios de exaltación anímica, caracterizándose por la falta de perspectiva, la inestabilidad de los objetos y colores, que rozan la arbitrariedad, sin imitar la realidad, sino que provienen del interior del artista. Debido a su frágil salud mental sus obras son reflejo de su estado de ánimo, depresivo y torturado, lo que se refleja en obras de pinceladas sinuosas y colores violentos.[18]

En última instancia cabe remarcar la influencia de dos artistas que los expresionistas consideraron como precedentes inmediatos: el noruego Edvard Munch, influido en sus inicios por el impresionismo y el simbolismo, pronto derivó hacia un estilo personal que sería fiel reflejo de su interior obsesivo y torturado, con escenas de ambiente opresivo y enigmático –centradas en el sexo, la enfermedad y la muerte–, caracterizadas por la sinuosidad de la composición y un colorido fuerte y arbitrario. Las imágenes angustiosas y desesperadas de Munch –como en El grito (1893), paradigma de la soledad y la incomunicación– fueron uno de los principales puntos de arranque del expresionismo.[19]​ Igual de influyente fue la obra del belga James Ensor, que recogió la gran tradición artística de su país –en especial Brueghel–, con preferencia por temas populares, traduciéndolo en escenas enigmáticas e irreverentes, de carácter absurdo y burlesco, con un sentido del humor ácido y corrosivo, centrado en figuras de vagabundos, borrachos, esqueletos, máscaras y escenas de carnaval. Así, La entrada de Cristo a Bruselas representa la Pasión de Jesús en medio de un desfile de carnaval, obra que causó un gran escándalo en su momento.[20]

Arquitectura

La arquitectura expresionista se desarrolló principalmente en Alemania, Países Bajos, Austria, Checoslovaquia y Dinamarca. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales, suscitado en ocasiones por el uso de formas biomórficas o por la ampliación de posibilidades ofrecida por la fabricación en masa de materiales de construcción como el ladrillo, el acero o el vidrio. Muchos arquitectos expresionistas combatieron en la Primera Guerra Mundial, y su experiencia, combinada con los cambios políticos y sociales producto de la Revolución alemana de 1918, desembocaron en perspectivas utópicas y un programa socialista romántico. La arquitectura expresionista recibió la influencia del modernismo, sobre todo de la obra de arquitectos como Henry van de Velde, Joseph Maria Olbrich y Antoni Gaudí. De carácter fuertemente experimental y utópico, las realizaciones de los expresionistas destacan por su monumentalidad, el empleo del ladrillo y la composición subjetiva, que otorga a sus obras cierto aire de excentricidad.[21]

Un aporte teórico a la arquitectura expresionista fue el ensayo Arquitectura de cristal (1914) de Paul Scheerbart, donde ataca el funcionalismo por su falta de artisticidad y defiende la sustitución del ladrillo por el cristal. Vemos así, por ejemplo, el Pabellón de Cristal de la Exposición de Colonia de 1914, de Bruno Taut, autor que también plasmó su ideario por escrito (Arquitectura alpina, 1919).[22]​ La arquitectura expresionista se desarrolló en diversos grupos, como la Deutscher Werkbund, Arbeitsrat für Kunst, Der Ring y Neues Bauen, vinculado este último a la Nueva Objetividad; también cabe destacar la Escuela de Ámsterdam. Los principales arquitectos expresionistas fueron: Bruno Taut, Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Hans Poelzig, Hermann Finsterlin, Fritz Höger, Hans Scharoun y Rudolf Steiner.

Deutscher Werkbund

 
Pabellón de Cristal para la Exposición de Colonia de 1914, de Bruno Taut.

La Deutscher Werkbund (Federación alemana del trabajo) fue el primer movimiento arquitectónico relacionado con el expresionismo producido en Alemania. Fundada en Múnich el 9 de octubre de 1907 por Hermann Muthesius, Friedrich Naumann y Karl Schmidt, incorporó posteriormente a figuras como Walter Gropius, Bruno Taut, Hans Poelzig, Peter Behrens, Theodor Fischer, Josef Hoffmann, Wilhelm Kreis, Adelbert Niemeyer, Richard Riemerschmid y Bruno Paul. Heredera del Jugendstil y de la Sezession vienesa, e inspirada en el movimiento Arts and Crafts, su objetivo era la integración de arquitectura, industria y artesanía a través del trabajo profesional, la educación y la publicidad, así como introducir el diseño arquitectónico en la modernidad y conferirle un carácter industrial. Las principales características del movimiento fueron el uso de nuevos materiales como el vidrio y el acero, la importancia del diseño industrial y el funcionalismo decorativo.[23]

La Deutscher Werkbund organizó diversas conferencias publicadas posteriormente en forma de anuarios, como El arte en la industria y el comercio (1913) y El transporte (1914). Asimismo, en 1914 celebraron una exposición en Colonia que obtuvo un gran éxito y difusión internacional, destacando el pabellón de vidrio y acero diseñado por Bruno Taut. El éxito de la exposición provocó un gran auge del movimiento, que pasó de tener 491 miembros en 1908 a 3000 en 1929.[24]​ Durante la Primera Guerra Mundial estuvo a punto de desaparecer, pero resurgió en 1919 tras una convención en Stuttgart, donde fue elegido presidente Hans Poelzig –sustituido en 1921 por Riemerschmidt–. Durante esos años se produjeron varias controversias sobre si debía primar más el diseño industrial o el artístico, produciéndose diversas disensiones en el grupo.

En los años 1920 el movimiento derivó del expresionismo y la artesanía al funcionalismo y la industria, incorporando nuevos miembros como Lilly Reich (primera mujer en el directorio) y Ludwig Mies van der Rohe.[25]​ Se editó una nueva revista, Die Form (1922-1934), que difundió las nuevas ideas del grupo, centradas en el aspecto social de la arquitectura y en el desarrollo urbanístico. En 1927 celebraron una nueva exposición en Stuttgart, construyendo una gran colonia de viviendas, la Weissenhofsiedlung, con diseño de Mies van der Rohe y edificios construidos por Gropius, Behrens, Poelzig, Taut, etc., junto a arquitectos de fuera de Alemania como Jacobus Johannes Pieter Oud, Le Corbusier y Victor Bourgeois. Esta muestra fue uno de los puntos de partida del nuevo estilo arquitectónico que empezaba a surgir, conocido como estilo internacional o racionalismo. La Deutscher Werkbund se disolvió en 1934 debido principalmente a la crisis económica y al nazismo. Su espíritu influyó enormemente en la Bauhaus, e inspiró la fundación de organismos parecidos en otros países, como Suiza, Austria, Suecia y Gran Bretaña.[26]

Escuela de Ámsterdam

Paralelamente a la Deutscher Werkbund alemana, entre 1915 y 1930 se desarrolló una notable escuela arquitectónica de carácter expresionista en Ámsterdam (Países Bajos). Influidos por el modernismo (principalmente Henry van de Velde y Antoni Gaudí) y por Hendrik Petrus Berlage, se inspiraron en las formas naturales, con edificios de diseño imaginativo donde predomina el uso del ladrillo y el hormigón. Sus principales miembros fueron Michel de Klerk, Piet Kramer y Johan van der Mey, que trabajaron de forma conjunta infinidad de veces, contribuyendo en gran manera al desarrollo urbanístico de Ámsterdam, con un estilo orgánico inspirado en la arquitectura tradicional neerlandesa, destacando las superficies onduladas. Sus principales obras fueron el Scheepvaarthuis (Van der Mey, 1911-1916) y el Eigen Haard Estate (De Klerk, 1913-1920).[27]

Arbeitsrat für Kunst

El Arbeitsrat für Kunst (Consejo de trabajadores del arte) fue fundado en 1918 en Berlín por el arquitecto Bruno Taut y el crítico Adolf Behne. Surgido tras el fin de la Primera Guerra Mundial, su objetivo era la creación de un grupo de artistas que pudiese influir en el nuevo gobierno alemán, con vistas a la regeneración de la arquitectura nacional, con un claro componente utópico. Sus obras destacan por el uso del vidrio y el acero, así como por las formas imaginativas y cargadas de un intenso misticismo. Enseguida captaron miembros provenientes de la Deutscher Werkbund, como Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Otto Bartning y Ludwig Hilberseimer, y contaron con la colaboración de otros artistas, como los pintores Lyonel Feininger, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde y Max Pechstein, y los escultores Georg Kolbe, Rudolf Belling y Gerhard Marcks. Esta variedad se explica porque las aspiraciones del grupo eran más políticas que artísticas, pretendiendo influir en las decisiones del nuevo gobierno en torno al arte y la arquitectura. Sin embargo, tras los sucesos de enero de 1919 relacionados con la Liga Espartaquista, el grupo renunció a sus fines políticos, dedicándose a organizar exposiciones. Taut dimitió como presidente, siendo sustituido por Gropius, aunque finalmente se disolvieron el 30 de mayo de 1921.[28]

Der Ring

El grupo Der Ring (El círculo) fue fundado en Berlín en 1923 por Bruno Taut, Ludwig Mies van der Rohe, Peter Behrens, Erich Mendelsohn, Otto Bartning, Hugo Häring y varios arquitectos más, a los que pronto se añadieron Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, Hans Scharoun, Ernst May, Hans y Wassili Luckhardt, Adolf Meyer, Martin Wagner, etc. Su objetivo era, al igual que en los movimientos precedentes, renovar la arquitectura de su época, poniendo especial énfasis en los aspectos sociales y urbanísticos, así como en la investigación en nuevos materiales y técnicas de construcción. Entre 1926 y 1930 desarrollaron una notable labor de construcción de viviendas sociales en Berlín, con casas que destacan por el aprovechamiento de la luz natural y su ubicación en zonas verdes, destacando la Hufeisensiedlung (Colonia de la Herradura, 1925-1930), de Taut y Wagner. Der Ring desapareció en 1933 tras el advenimiento del nazismo.[29]

Neues Bauen

Neues Bauen (Nueva construcción) fue el nombre que se dio en arquitectura a la Nueva Objetividad, reacción directa a los excesos estilísticos de la arquitectura expresionista y el cambio en el estado de ánimo nacional, en el que predominaba el componente social sobre el individual. Arquitectos como Bruno Taut, Erich Mendelsohn y Hans Poelzig se volvieron hacia el enfoque sencillo, funcional y práctico de la Nueva Objetividad. La Neues Bauen floreció en el breve período entre la adopción del plan Dawes y el auge del nazismo, abarcando exposiciones públicas como el Weißenhofsiedlung, el amplio planeamiento urbano y proyectos de promociones públicas de Taut y Ernst May, y los influyentes experimentos de la Bauhaus.[30]

Escultura

 
El espíritu guerrero (1928), de Ernst Barlach, St. Nikolai Kiel.

La escultura expresionista no tuvo un sello estilístico común, siendo el producto individual de varios artistas que reflejaron en su obra o bien la temática o bien la distorsión formal propias del expresionismo. Destacan especialmente tres nombres:

  • Ernst Barlach: inspirado en el arte popular ruso –tras un viaje al país eslavo en 1906– y la escultura medieval alemana, así como en Brueghel y El Bosco, sus obras tienen cierto aire caricaturesco, trabajando mucho el volumen, la profundidad y la articulación del movimiento. Desarrolló dos temáticas principales: lo popular (costumbres cotidianas, escenas campesinas) y –sobre todo después de la guerra– el miedo, la angustia, el terror. No imitaba la realidad, sino que creaba una realidad nueva, jugando con las líneas quebradas y los ángulos, con anatomías distanciadas del naturalismo, tendiendo a la geometrización. Trabajó preferentemente en madera y yeso, que en ocasiones pasaba posteriormente al bronce. Entre sus obras destacan: El fugitivo (1920-1925), El vengador (1922), La muerte en la vida (1926), El flautista (1928), El bebedor (1933), Vieja friolera (1939), etc.[31]
  • Wilhelm Lehmbruck: educado en París, su obra tiene un marcado carácter clasicista, si bien deformado y estilizado, y con una fuerte carga introspectiva y emocional. Durante su formación en Düsseldorf evolucionó desde un naturalismo de corte sentimental, pasando por un dramatismo barroco con influencia de Rodin, hasta un realismo influido por Meunier. En 1910 se instaló en París, donde acusó la influencia de Maillol. Por último, tras un viaje a Italia en 1912 comenzó una mayor geometrización y estilización de la anatomía, con cierta influencia medieval en el alargamiento de sus figuras (Mujer arrodillada, 1911; Joven de pie, 1913).[32]
  • Käthe Kollwitz: esposa de un médico de un barrio pobre de Berlín, conoció de cerca la miseria humana, hecho que la marcó profundamente. Socialista y feminista, su obra tiene un marcado componente de reivindicación social, con esculturas, litografías y aguafuertes que destacan por su crudeza: La revuelta de los tejedores (1907-1908), La guerra de los campesinos (1902-1908), Homenaje a Karl Liebknecht (1919-1920).[33]
 
Madre con gemelos (1927), de Käthe Kollwitz, Käthe-Kollwitz-Museum, Berlín.
 
Mañana, de Georg Kolbe.

Los miembros de Die Brücke (Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff) también practicaron la escultura, ya que su experimentación con la xilografía les permitió fácilmente pasar a la talla de madera, material que les resultaba muy conveniente para su expresión intimista de la realidad, ya que la tosquedad y el aspecto irregular de ese material, su aspecto bruto e inacabado, incluso primitivo, suponían la perfecta expresión de su concepto del ser humano y la naturaleza. Se percibe en estas obras la influencia del arte africano y oceánico, del que alababan su simplicidad y su aspecto totémico, que trasciende el arte para ser objeto de comunicación trascendental.[34]

En la década de 1920, la escultura derivó hacia la abstracción, siguiendo el rumbo de las últimas obras de Lehmbruck, de marcada estilización geométrica tendente a la abstracción. Así, la obra de escultores como Rudolf Belling, Oskar Schlemmer y Otto Freundlich se caracterizó por el abandono de la figuración en aras de una liberación formal y temática de la escultura. Sin embargo, perduró un cierto clasicismo, influido por Maillol, en la obra de Georg Kolbe, dedicado especialmente al desnudo, con figuras dinámicas, en movimientos rítmicos cercanos al ballet, con una actitud vitalista, alegre y saludable que fue bien recibida por los nazis. Su obra más famosa fue La Mañana, expuesta en el Pabellón de Alemania construido por Ludwig Mies van der Rohe para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Gerhard Marcks realizó una obra igualmente figurativa, pero más estática y de temática más expresiva y compleja, con figuras de aspecto arcaico, inspiradas en las tallas medievales. Ewald Mataré se dedicó principalmente a los animales, de formas casi abstractas, siguiendo el camino iniciado por Marc en Der Blaue Reiter.[35]​ Otros escultores expresionistas fueron Bernhard Hoetger, Ernst Oldenburg y Renée Sintenis, mientras que fuera de Alemania cabría citar al francés Antoine Bourdelle, el británico Jacob Epstein, el croata Ivan Meštrović, el español Victorio Macho, el neerlandés Lambertus Zijl, el polaco August Zamoyski y el finlandés Wäinö Aaltonen.

Pintura

 
Caliban, personaje de “La Tempestad” de Shakespeare (1914), de Franz Marc, Kunstmuseum, Basilea.

La pintura se desarrolló principalmente en torno a dos grupos artísticos: Die Brücke, fundado en Dresde en 1905, y Der Blaue Reiter, fundado en Múnich en 1911. En la posguerra, el movimiento Nueva Objetividad surgió como contrapeso al individualismo expresionista defendiendo una actitud más comprometida socialmente, aunque técnica y formalmente fue un movimiento heredero del expresionismo. Los elementos más característicos de las obras de arte expresionistas son el color, el dinamismo y el sentimiento. Lo fundamental para los pintores de principios de siglo no era reflejar el mundo de manera realista y fiel –justo al contrario que los impresionistas– sino, sobre todo, expresar su mundo interior. El objetivo primordial de los expresionistas era transmitir sus emociones y sentimientos más profundos.

En Alemania, el primer expresionismo fue heredero del idealismo posromántico de Arnold Böcklin y Hans von Marées, incidiendo principalmente en el significado de la obra, y dando mayor relevancia al dibujo frente a la pincelada, así como a la composición y a la estructura del cuadro. Asimismo, fue primordial la influencia de artistas extranjeros como Munch, Gauguin, Cézanne y Van Gogh, plasmada en diversas exposiciones organizadas en Berlín (1903), Múnich (1904) y Dresde (1905).[36]

El expresionismo destacó por la gran cantidad de agrupaciones artísticas que surgieron en su seno, así como por la multitud de exposiciones celebradas en todo el territorio alemán entre los años 1910 y 1920: en 1911 se fundó en Berlín la Nueva Secesión, escisión de la Secesión berlinesa fundada en 1898 y que presidía Max Liebermann. Su primer presidente fue Max Pechstein, e incluía a Emil Nolde y Christian Rohlfs. Más tarde, en 1913, surgió la Libre Secesión, movimiento efímero que fue eclipsado por el Herbstsalon (Salón de Otoño) de 1913, promovido por Herwarth Walden, donde junto a los principales expresionistas alemanes expusieron diversos artistas cubistas y futuristas, destacando Chagall, Léger, Delaunay, Mondrian, Archipenko, Hans Arp, Max Ernst, etc. Sin embargo, pese a su calidad artística, la exposición fue un fracaso económico, por lo que la iniciativa no se volvió a repetir.[37]

El expresionismo tuvo una notable presencia, además de en Berlín, Múnich y Dresde, en la región de Renania, de donde procedían Macke, Campendonk y Morgner, así como otros artistas como Heinrich Nauen, Franz Henseler, Paul Adolf Seehaus, etc. En 1902, el filántropo Karl Ernst Osthaus creó el Folkwang (Sala del Pueblo) de Hagen, con el objetivo de promover el arte moderno, adquiriendo numerosas obras de artistas expresionistas así como de Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Munch, etc. Asimismo, en Düsseldorf un grupo de jóvenes artistas fundaron la Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler (Liga especial de aficionados al arte y artistas de Alemania occidental), que celebró diversas exposiciones de 1909 a 1911, trasladándose en 1912 a Colonia, donde, pese al éxito de esta última exposición, se disolvió la liga.[38]

En la posguerra surgió el Novembergruppe (Grupo de Noviembre, por la revolución alemana de noviembre de 1918), fundado en Berlín el 3 de diciembre de 1918 por Max Pechstein y César Klein, con el objetivo de reorganizar el arte alemán tras la guerra. Entre sus miembros figuraron pintores y escultores como Vasili Kandinski, Paul Klee, Lyonel Feininger, Heinrich Campendonk, Otto Freundlich y Käthe Kollwitz; arquitectos como Walter Gropius, Erich Mendelsohn y Ludwig Mies van der Rohe; compositores como Alban Berg y Kurt Weill; y el dramaturgo Bertolt Brecht. Más que un grupo con un sello estilístico común, fue una asociación de artistas con el objetivo de exponer conjuntamente, cosa que hicieron hasta su disolución con la llegada del nazismo.[39]

Die Brücke

 
Cartel de presentación para una exposición de Die Brücke en la Galería Arnold de Dresde (1910), de Ernst Ludwig Kirchner.

Die Brücke (El puente) se fundó el 7 de junio de 1905 en Dresde, formado por cuatro estudiantes de arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Dresde: Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff. El nombre fue ideado por Schmidt-Rottluff, simbolizando a través de un puente su pretensión de sentar las bases de un arte de futuro. Posiblemente la inspiración le vino de una frase de Así habló Zaratustra de Nietzsche: “La grandeza del hombre es que es un puente y no un fin”.[40]​ En 1906 se unieron al grupo Emil Nolde y Max Pechstein, así como el suizo Cuno Amiet y el neerlandés Lambertus Zijl; en 1907, el finlandés Akseli Gallen-Kallela; en 1908, Franz Nölken y el neerlandés Kees Van Dongen; y, en 1910, Otto Mueller y el checo Bohumil Kubišta. Bleyl se separó del grupo en 1907, trasladándose a Silesia, donde fue profesor en la Escuela de Ingeniería Civil, abandonando la pintura. En sus inicios, los miembros de Die Brücke trabajaron en un pequeño taller situado en la calle Berliner Straße n.º 65 de Dresde, adquirido por Heckel en 1906, que ellos mismos decoraron y amueblaron siguiendo las directrices del grupo.[41]

El grupo Die Brücke buscó conectar con el público en general, haciéndole partícipe de las actividades del grupo. Idearon la figura del “miembro pasivo”, que mediante una suscripción anual de doce marcos recibían periódicamente un boletín con las actividades del grupo, así como diversos grabados (los “Brücke-Mappen”). Con el tiempo el número de miembros pasivos ascendió a sesenta y ocho.[42]​ En 1906 publicaron un manifiesto, Programm, donde Kirchner expresó su voluntad de convocar a la juventud para un proyecto de arte social que transformase el futuro. Pretendían a través del arte influir en la sociedad, considerándose unos profetas revolucionarios que lograrían cambiar la sociedad de su tiempo. La intención del grupo era atraer a todo elemento revolucionario que quisiera unirse; así lo expresaron en una carta dirigida a Nolde. Su mayor interés era destruir las viejas convenciones, al igual que se estaba haciendo en Francia. Según Kirchner, no podían ponerse reglas y la inspiración debía fluir libre y dar expresión inmediata a las presiones emocionales del artista. La carga de crítica social que imprimieron a su obra les valió los ataques de la crítica conservadora que los tachó de ser un peligro para la juventud alemana.[43]

Los artistas de Die Brücke estaban influidos por el movimiento Arts and Crafts, así como por el Jugendstil y los Nabis, y artistas como Van Gogh, Gauguin y Munch. También se inspiraron en el gótico alemán y el arte africano, sobre todo tras los estudios realizados por Kirchner de las xilografías de Durero y del arte africano del Museo Etnológico de Dresde.[44]​ También estaban interesados en la literatura rusa, especialmente Dostoyevski. En 1908, tras una exposición de Matisse en Berlín, expresaron igualmente su admiración por los fauvistas, con los que compartían la simplicidad de la composición, el manierismo de las formas y el intenso contraste de colores. Ambos partían del postimpresionismo, rechazando la imitación y destacando la autonomía del color. Sin embargo, varían los contenidos temáticos: los expresionistas eran más angustiosos, marginales, desagradables, y destacaban más el sexo que los fauvistas. Rechazaban el academicismo y aludían a la “libertad máxima de expresión”. Más que un programa estilístico propio, su nexo de unión era el rechazo al realismo y el impresionismo, y su búsqueda de un proyecto artístico que involucrase el arte con la vida, para lo que experimentaron con diversas técnicas artísticas como el mural, la xilografía y la ebanistería, aparte de la pintura y la escultura.[45]

 
Dos muchachas en la hierba (1926), de Otto Mueller, Staatsgalerie Moderner Kunst, Múnich.

Die Brücke otorgó especial importancia a las obras gráficas: su principal medio de expresión fue la xilografía, técnica que les permitía plasmar su concepción del arte de una manera directa, dejando un aspecto inacabado, bruto, salvaje, cercano al primitivismo que tanto admiraban. Estos grabados en madera presentan superficies irregulares, que no disimulan y aprovechan de forma expresiva, aplicando manchas de color y destacando la sinuosidad de las formas. También utilizaron la litografía, la aguatinta y el aguafuerte, que suelen ser de un reducido cromatismo y simplificación estilística.[46]Die Brücke defendía la expresión directa e instintiva del impulso creador del artista, sin normas ni reglas, rechazando totalmente cualquier tipo de reglamentación académica. Como dijo Kirchner: “el pintor transforma en obra de arte la concepción de su experiencia”.[47]

A los miembros de Die Brücke les interesaba un tipo de temática centrada en la vida y la naturaleza, reflejada de forma espontánea e instintiva, por lo que sus principales temas son el desnudo –sea en interior o exterior–, así como escenas de circo y music-hall, donde encuentran la máxima intensidad que pueden extraer a la vida.[48]​ Esta temática fue sintetizada en obras sobre bañistas que sus miembros realizaron preferentemente entre 1909 y 1911 en sus estancias en los lagos cercanos a Dresde: Alsen, Dangast, Nidden, Fehmarn, Hiddensee, Moritzburg, etc. Son obras donde expresan un naturismo sin tapujos, un sentimiento casi panteísta de comunión con la naturaleza, a la vez que técnicamente van depurando su paleta, en un proceso de deformación subjetiva de la forma y el color, que adquiere un significado simbólico.[40]

En 1911 la mayoría de artistas del grupo se instalaron en Berlín, iniciando su carrera en solitario. En la capital alemana recibieron la influencia del cubismo y el futurismo, patente en la esquematización de las formas y en la utilización de tonos más fríos a partir de entonces. Su paleta se volvió más oscura y su temática más desolada, melancólica, pesimista, perdiendo el sello estilístico común que tenían en Dresde para correr caminos cada vez más divergentes, iniciando cada uno su andadura personal.[49]​ Una de las mayores exposiciones donde participaron los miembros de Die Brücke fue la Sonderbund de Colonia de 1912, donde además Kirchner y Heckel recibieron el encargo de decorar una capilla, que recibió un gran éxito.[50]​ Aun así, en 1913 se produjo la disolución formal del grupo, debido al rechazo que provocó en sus compañeros la publicación de la historia del grupo (Crónica de la sociedad artística de Die Brücke) por parte de Kirchner, donde se otorgaba a sí mismo una especial relevancia que no fue admitida por el resto de miembros.[51]

Los principales miembros del grupo fueron:

 
Tres bañistas (1913), de Ernst Ludwig Kirchner, Galería de Arte de Nueva Gales del Sur.
  • Ernst Ludwig Kirchner: gran dibujante –su padre era profesor de dibujo–, desde su visita a una exposición de xilografía de Durero en 1898 comenzó a hacer grabados en madera, material en el que también realizó tallas de influencia africana, con un acabado irregular, sin pulir, destacando los componentes sexuales. Utilizaba colores primarios, como los fauvistas, con cierta influencia de Matisse, pero con líneas quebradas, violentas –al contrario que las redondeadas de Matisse–, en ángulos cerrados, agudos. Las figuras son estilizadas, con un alargamiento de influencia gótica. Desde su traslado a Berlín en 1910 realizó composiciones más esquemáticas, con líneas cortantes y zonas inacabadas, y cierta distorsión formal. Progresivamente su pincelada se volvió más nerviosa, agresiva, con líneas superpuestas, composición más geométrica, con formas angulosas inspiradas en la descomposición cubista. Desde 1914 empezó a padecer trastornos mentales y, durante la guerra, sufrió una enfermedad respiratoria, factores que influyeron en su obra. En 1937 sus trabajos fueron confiscados por los nazis, suicidándose al año siguiente.[52]
  • Erich Heckel: su obra se nutrió de la influencia directa de Van Gogh, al que conoció en 1905 en la Galería Arnold de Dresde. Entre 1906 y 1907 realizó una serie de cuadros de composición vangoghiana, de pinceladas cortas y colores intensos –predominantemente el amarillo–, con pasta densa. Más tarde evolucionó a temáticas más expresionistas, como el sexo, la soledad, la incomunicación, etc. También trabajó con la madera, en obras lineales, sin perspectiva, con influencia gótica y cubista. Fue uno de los expresionistas más vinculados a la corriente romántica alemana, lo que se refleja en su visión utópica de las clases marginales, por las que expresa un sentimiento de solidaridad y reivindicación. Desde 1909 realizó una serie de viajes por toda Europa que le pusieron en contacto tanto con el arte antiguo como con el de las nuevas vanguardias, especialmente el fauvismo y el cubismo, de los que adopta la organización espacial y el colorido intenso y subjetivo. En sus obras tiende a descuidar el aspecto figurativo y descriptivo de sus composiciones para resaltar el contenido emotivo y simbólico, con pinceladas densas que hacen que el color ocupe todo el espacio, sin otorgar importancia al dibujo o la composición.[53]
  • Karl Schmidt-Rottluff: en sus inicios practicó el macropuntillismo, para pasar a un expresionismo de figuras esquemáticas y rostros cortantes, de pincelada suelta y colores intensos. Recibió cierta influencia de Picasso en su etapa azul, así como de Munch y el arte africano y, desde 1911, del cubismo, palpable en la simplificación de las formas que aplicó a sus obras desde entonces. Dotado de una gran maestría para la acuarela, sabía dosificar muy bien los colores y distribuir los claroscuros, mientras que en pintura aplicaba pinceladas densas y espesas con claro precedente en Van Gogh. También realizó tallas en madera, a veces policromada, con influencia africana –rostros alargados, ojos almendrados–.[54]
  • Emil Nolde: vinculado a Die Brücke durante 1906-1907, trabajó en solitario, desligado de tendencias –no se consideraba un expresionista, sino un “artista alemán”–. Dedicado en principio a la pintura de paisajes, temas florales y animales, sentía predilección por Rembrandt y Goya. A principios de siglo empleaba la técnica divisionista, con empaste muy grueso y pinceladas cortas, y con fuerte descarga cromática, de influencia postimpresionista. Durante su estancia en Die Brücke abandonó el proceso de imitación de la realidad, denotándose en su obra una inquietud interior, una tensión vital, una crispación que se refleja en el pulso interno de la obra. Comenzó entonces los temas religiosos, centrándose en la Pasión de Cristo, con influencia de Grünewald, Brueghel y El Bosco, con rostros desfigurados, un profundo sentimiento de angustia y una gran exaltación del color (La última cena, 1909; Pentecostés, 1909; Santa María Egipcíaca, 1912).[55]
  • Otto Mueller: gran admirador del arte egipcio, realizó obras sobre paisajes y desnudos con formas esquemáticas y angulosas donde se percibe la influencia de Cézanne y Picasso. Sus desnudos suelen situarse en paisajes naturales, evidenciando la influencia de la naturaleza exótica de Gauguin. Su dibujo es limpio y fluido, alejado del estilo áspero y gestual de los otros expresionistas, con una composición de superficies planas y suaves líneas curvas, creando una atmósfera de ensoñación idílica. Sus figuras delgadas y esbeltas están inspiradas en Cranach, de cuya Venus tenía una reproducción en su estudio. Son desnudos de gran sencillez y naturalidad, sin rasgos de provocación o sensualidad, expresando una perfección ideal, la nostalgia de un paraíso perdido, en que el ser humano vivía en comunión con la naturaleza.[56]
  • Max Pechstein: de formación académica, estudió Bellas Artes en Dresde. En un viaje a Italia en 1907 se entusiasmó con el arte etrusco y los mosaicos de Rávena, mientras que en su siguiente estancia en París entró en contacto con el fauvismo. En 1910 fue fundador con Nolde y Georg Tappert de la Nueva Secesión berlinesa, de la que fue su primer presidente. En 1914 realizó un viaje por Oceanía, recibiendo como tantos otros artistas de la época la influencia del arte primitivo y exótico. Sus obras suelen ser paisajes solitarios y agrestes, generalmente de Nidden, una población de la costa báltica que era su lugar de veraneo.[57]

Der Blaue Reiter

 
El jinete azul (1903), de Vasili Kandinski, Colección E.G. Bührle, Zúrich.

Der Blaue Reiter ("El jinete azul") surgió en Múnich en 1911, agrupando a Vasili Kandinski, Franz Marc, August Macke, Paul Klee, Gabriele Münter, Alfred Kubin, Alexej von Jawlensky, Lyonel Feininger, Heinrich Campendonk y Marianne von Werefkin. El nombre del grupo fue escogido por Marc y Kandinski tomando café en una terraza, tras una conversación donde coincidieron en su gusto por los caballos y por el color azul, aunque es de remarcar que Kandinski ya pintó un cuadro con el título El jinete azul en 1903 (Colección E.G. Bührle, Zúrich).[58]​ De nuevo, más que un sello estilístico común compartían una determinada visión del arte, en la que imperaba la libertad creadora del artista y la expresión personal y subjetiva de sus obras. Der Blaue Reiter no fue una escuela ni un movimiento, sino una agrupación de artistas con inquietudes similares, centradas en un concepto de arte no como imitación, sino como expresión del interior del artista.[59]

Der Blaue Reiter fue una escisión del grupo Neue Künstlervereinigung München (Nueva Asociación de Artistas de Múnich), fundada en 1909, de la que era presidente Kandinski, y que incluía además a Marc, Jawlensky, Werefkin, Kubin, Klee, Münter, los hermanos David y Vladímir Burliuk, Alexander Kanoldt, Adolf Erbslöh, Karl Hofer, etc. Sin embargo, divergencias estéticas originaron el abandono de Kandinski, Marc, Kubin y Münter, fundando el nuevo grupo.[60]Der Blaue Reiter tenía pocos puntos en común con Die Brücke, coincidiendo básicamente en su oposición al impresionismo y al positivismo; sin embargo, frente a la actitud temperamental de Die Brücke, frente a su plasmación casi fisiológica de la emotividad, Der Blaue Reiter tenía una actitud más refinada y espiritual, pretendiendo captar la esencia de la realidad a través de la purificación de los instintos. Así, en vez de utilizar la deformación física, optan por su total depuración, llegando así a la abstracción. Su poética se definió como un expresionismo lírico, en el que la evasión no se encaminaba hacia el mundo salvaje sino hacia lo espiritual de la naturaleza y el mundo interior.[61]

 
Los grandes caballos azules (1911), de Franz Marc, Walker Art Center, Mineápolis.

Los miembros del grupo mostraron su interés por el misticismo, el simbolismo y las formas del arte que consideraban más genuinas: el primitivo, el popular, el infantil y el de enfermos mentales. Der Blaue Reiter destacó por el uso de la acuarela, frente al grabado utilizado principalmente por Die Brücke. También cabe destacar la importancia otorgada a la música, que se suele asimilar al color, lo que facilitó la transición de un arte figurativo a uno más abstracto.[62]​ De igual forma, en sus ensayos teóricos mostraron su predilección por la forma abstracta, en la que veían un gran contenido simbólico y psicológico, teoría que amplió Kandinski en su obra De lo espiritual en el arte (1912), donde busca una síntesis entre la inteligencia y la emotividad, defendiendo que el arte se comunica con nuestro espíritu interior, y que las obras artísticas pueden ser tan expresivas como la música.[58]​ Kandinski expresa un concepto místico del arte, con influencia de la teosofía y la filosofía oriental: el arte es expresión del espíritu, siendo las formas artísticas reflejo del mismo. Como en el mundo de las ideas de Platón, las formas y sonidos conectan con el mundo espiritual a través de la sensibilidad, de la percepción. Para Kandinski, el arte es un lenguaje universal, accesible a cualquier ser humano. El camino de la pintura debía ser desde la pesada realidad material hasta la abstracción de la visión pura, con el color como medio, por ello desarrolló toda una compleja teoría del color: en La Pintura como arte puro (1913) sostiene que la pintura es ya un ente separado, un mundo en sí mismo, una nueva forma del ser, que actúa sobre el espectador a través de la vista y que provoca en él profundas experiencias espirituales.[63]

 
San Jorge (1912), de August Macke, Kolumba Museum, Colonia.

Der Blaue Reiter organizó diversas exposiciones: la primera fue en la Galería Thannhäuser de Múnich, inaugurada el 18 de diciembre de 1911 con el nombre I Ausstellung der Redaktion des Blauen Reiter (I Exposición de los Directores del Jinete Azul).[64]​ Fue la más homogénea, pues se notaba una clara influencia mutua entre todos los componentes del grupo, disipada más adelante por una mayor individualidad de todos sus miembros. Expusieron obras Macke, Kandinski, Marc, Campendonk y Münter y, como invitados, Arnold Schönberg –compositor pero autor también de obras pictóricas–, Albert Bloch, David y Vladimir Burliuk, Robert Delaunay y el Aduanero Rousseau. La segunda exposición se efectuó en la Galería Hans Goltz en marzo de 1912, dedicada a acuarelas y obras gráficas, confrontando el expresionismo alemán con el cubismo francés y el suprematismo ruso. La última gran exposición se produjo en 1913 en la sede de Der Sturm en Berlín, en paralelo al primer Salón de Otoño celebrado en Alemania.[65]

Uno de los mayores hitos del grupo fue la publicación del Almanaque (mayo de 1912), con motivo de la exposición organizada en Colonia por el Sonderbund. Lo realizaron en colaboración con el galerista Heinrich von Tannhäuser y con Hugo von Tschudi, director de los museos de Baviera. Junto a numerosas ilustraciones, recogía diversos textos de los miembros del grupo, dedicados al arte moderno y con numerosas referencias al arte primitivo y exótico. Se mostraba la teoría pictórica del grupo, centrada en la importancia del color y en la pérdida de la composición realista y el carácter imitativo del arte, frente a una mayor libertad creativa y una expresión más subjetiva de la realidad. Se hablaba igualmente de los pioneros del movimiento (Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Rousseau), en el que se incluía tanto a los miembros de Die Brücke y Der Blaue Reiter como a Matisse, Picasso y Delaunay. También se incluyó la música, con referencias a Schönberg, Webern y Berg.[66]

Der Blaue Reiter tuvo su final con la Primera Guerra Mundial, en la que murieron Marc y Macke, mientras que Kandinski tuvo que volver a Rusia. En 1924 Kandinski y Klee, junto a Lyonel Feininger y Alexej von Jawlensky, fundaron Die Blaue Vier (Los Cuatro Azules) en el seno de la Bauhaus, exponiendo conjuntamente su obra por el plazo de diez años.[67]

Los principales representantes de Der Blaue Reiter fueron:

  • Vasili Kandinski: de vocación tardía, estudió derecho, economía y política antes de pasarse a la pintura, tras visitar una exposición impresionista en 1895. Establecido en Múnich, se inició en el Jugendstil, conjugándolo con elementos de la tradición rusa. En 1901 fundó el grupo Phalanx, y abrió su propia escuela. Durante 1906-1909 tuvo un periodo fauvista, para pasar posteriormente al expresionismo. Desde 1908 su obra fue perdiendo el aspecto temático y figurativo para ganar en expresividad y colorido, iniciando progresivamente el camino hacia la abstracción, y desde 1910 creó cuadros en donde la importancia de la obra residía en la forma y el color, creando planos pictóricos por confrontación de colores.[68]​ Su abstracción era abierta, con un foco en el centro, empujando con una fuerza centrífuga, derivando las líneas y manchas hacia fuera, con gran riqueza formal y cromática. El propio Kandinski distinguía su obra entre “impresiones”, reflejo directo de la naturaleza exterior (que sería su obra hasta 1910); “improvisaciones”, expresión de signo interno, de carácter espontáneo y de naturaleza espiritual (abstracción expresionista, 1910-1921); y “composiciones”, expresión igualmente interna pero elaborada y formada lentamente (abstracción constructiva, desde 1921).[69]
  • Franz Marc: estudiante de teología, durante un viaje por Europa entre 1902 y 1906 decidió hacerse pintor. Imbuido de un gran misticismo, se consideraba un pintor “expresivo”, intentando expresar su “yo interior”. Su obra fue bastante monotemática, dedicándose principalmente a los animales, especialmente los caballos. Pese a ello, sus tratamientos eran muy variados, con contrastes muy violentos de color, sin perspectiva lineal. Recibió la influencia de Degas –que también hizo una serie sobre caballos–, así como del cubismo órfico de Delaunay y de las atmósferas flotantes de Chagall. Para Marc, el arte era una forma de captar la esencia de las cosas, lo que tradujo en una visión mística y panteísta de la naturaleza, que plasmó sobre todo en los animales, que para él tenían un significado simbólico, representando conceptos como el amor o la muerte. En sus representaciones de animales el color era igualmente simbólico, destacando el azul, el color más espiritual. Las figuras eran simples, esquemáticas, tendiendo a la geometrización tras su contacto con el cubismo. Sin embargo, desengañado también de los animales, comenzó como Kandinski el camino hacia la abstracción, carrera que se vio truncada con su muerte en la contienda mundial.[70]
 
El molino encantado (1913), de Franz Marc, Art Institute of Chicago, Chicago.
  • August Macke: en 1906 visitó Bélgica y Países Bajos, donde recibió la influencia de Rembrandt –empaste grueso, contrastes acusados–; en 1907, en Londres, le entusiasmaron los prerrafaelitas; igualmente, en 1908 en París contactó con el fauvismo. Desde entonces abandonó la tradición y renovó temáticas y coloridos, trabajando con colores claros y cálidos. Más tarde recibió la influencia del cubismo: restricción cromática, líneas geométricas, figuras esquematizadas, contrastes sombra-luz. Por último llegó al arte abstracto, influido por Kandinski y Delaunay: hacía una abstracción racional, geométrica, con manchas lineales de color y composiciones basadas en planos geométricos coloreados. En sus últimas obras –tras un viaje al norte de África– volvió al colorismo fuerte y los contrastes exagerados, con un cierto aire surrealista. Se inspiraba en temas cotidianos, en ambientes generalmente urbanos, con un aire lírico, alegre, sereno, con colores de expresión simbólica como en Marc.[71]
  • Paul Klee: de formación musical, en 1898 se pasó a la pintura, denotando como Kandinski un sentido pictórico de evanescencia musical, tendente a la abstracción, y con un aire onírico que le llevaría al surrealismo.[72]​ Iniciado en el Jugendstil, y con influencia de Arnold Böcklin, Odilon Redon, Vincent van Gogh, James Ensor y Kubin, pretendía como este último alcanzar un estado intermedio entre la realidad y la ensoñación ideal. Más tarde, tras un viaje a París en 1912 donde conoció a Picasso y Delaunay, se interesó más por el color y sus posibilidades compositivas. En un viaje a África en 1914 con Macke se reafirmó su visión del color como elemento dinamizador del cuadro, que sería la base de sus composiciones, donde perdura la forma figurativa combinada con una cierta atmósfera abstracta, en curiosas combinaciones que serían uno de sus sellos estilísticos más reconocibles. Klee recreó en su obra un mundo fantástico e irónico, cercano al de los niños o los locos, que le acercará al universo de los surrealistas –se han señalado numerosos puntos de contacto entre su obra y la de Joan Miró–.[73]
  • Alexej von Jawlensky: militar ruso, abandonó su carrera para dedicarse al arte, instalándose en Múnich en 1896 con Marianne von Werefkin. En 1902 viajó a París, trabando amistad con Matisse, con quien trabajó un tiempo y con quien se inició en el colorido fauve. Se dedicó principalmente al retrato, inspirado en los iconos del arte tradicional ruso, con figuras en actitud hierática, de gran tamaño y esquematización compositiva. Trabajaba con grandes superficies de color, con un colorido violento, delimitado por fuertes trazos negros.[74]​ Durante la guerra se refugió en Suiza, donde realizó retratos cercanos al cubismo, con rostros ovales, de nariz alargada y ojos asimétricos. Más tarde, por influencia de Kandinski, se aproximó a la abstracción, con retratos reducidos a formas geométricas, de colores intensos y cálidos.[75]
  • Lyonel Feininger: norteamericano de origen alemán, en 1888 viajó a Alemania para estudiar música, pasándose posteriormente a la pintura. En sus inicios trabajó como caricaturista para varios periódicos. Recibió la influencia del cubismo órfico de Delaunay, patente en el geometrismo de sus paisajes urbanos, de formas angulosas e inquietantes, parecidas a las de El gabinete del doctor Caligari –en cuyos decoradores probablemente influyó–. Sus personajes son caricaturescos, de gran tamaño –a veces llegando a la misma altura de los edificios–, construidos por superposición de planos de color. Profesor de la Bauhaus de 1919 a 1933, en 1938, a causa del nazismo, retornó a su Nueva York natal.[76]
  • Gabriele Münter: estudió en Düsseldorf y Múnich, ingresando en el grupo Phalanx, donde conoció a Kandinski, con el que inició una relación y pasó largas temporadas en la localidad de Murnau. Allí pintó numerosos paisajes en los que desvelaba una gran emotividad y un gran dominio del color, con influencia del arte popular bávaro, lo que se denota en las líneas sencillas, colores claros y luminosos y una cuidada distribución de las masas. Recibió de Jawlensky la yuxtaposición de manchas brillantes de color con nítidos contornos, que se convertirían en su principal sello artístico. Entre 1915 y 1927 dejó de pintar, tras su ruptura con Kandinski.[77]
  • Heinrich Campendonk: influido por el cubismo órfico y el arte popular y primitivo, creó un tipo de obras de signo primitivista, con dibujo de gran rigidez, figuras hieráticas y composiciones desjerarquizadas. En sus obras tiene un papel determinante el contraste de colores, con una pincelada heredera del impresionismo. Más tarde, por influencia de Marc, el color ganó independencia respecto al objeto, cobrando un mayor valor expresivo, y descomponiendo el espacio a la manera cubista. Superponía los colores en capas transparentes, realizando composiciones libres donde los objetos parecen flotar sobre la superficie del cuadro. Al igual que en Marc, su temática se centró en un concepto idealizado de comunión entre el hombre y la naturaleza.[78]
  • Alfred Kubin: escritor, dibujante e ilustrador, su obra se basó en un mundo fantasmagórico de monstruos, de aspecto morboso y alucinante, reflejando su obsesión por la muerte. Influido por Max Klinger, trabajó principalmente como ilustrador, en dibujos en blanco y negro de aire decadentista con reminiscencias de Goya, Blake y Félicien Rops. Sus escenas se enmarcaban en ambientes crepusculares, fantasmagóricos, que recuerdan igualmente a Odilon Redon, con un estilo caligráfico, a veces rozando la abstracción. Sus imágenes fantásticas, mórbidas, con referencias al sexo y la muerte, fueron precursoras del surrealismo. También fue escritor, cuya principal obra, El otro lado (1909), pudo haber influido sobre Kafka.[79]
  • Marianne von Werefkin: perteneciente a una familia aristócrata rusa, recibió clases de Ilya Repin en San Petersburgo. En 1896 se trasladó a Múnich con Jawlensky, con el que había iniciado una relación, dedicándose más a la difusión de la obra de este que a la suya propia. En esta ciudad creó un salón de notable fama como tertulia artística, llegando a influir en Franz Marc a nivel teórico. En 1905, tras algunas divergencias con Jawlensky, volvió a pintar. Ese año viajó a Francia, recibiendo la influencia de los nabis y los futuristas. Sus obras son de un colorido brillante, lleno de contrastes, con preponderancia de la línea en la composición, a la que se subordina el color. La temática es fuertemente simbólica, destacando sus enigmáticos paisajes con procesiones de muertos.[80]

Neue Sachlichkeit

 
Martha (1925), de Georg Schrimpf, Pinakothek der Moderne, Múnich.

El grupo Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad) surgió tras la Primera Guerra Mundial como un movimiento de reacción frente al expresionismo, retornando a la figuración realista y a la plasmación objetiva de la realidad circundante, con un marcado componente social y reivindicativo. Desarrollado entre 1918 y 1933, desapareció con el advenimiento del nazismo.[81]​ El ambiente de pesimismo que trajo la posguerra propició el abandono por parte de algunos artistas del expresionismo más espiritual y subjetivo, de búsqueda de nuevos lenguajes artísticos, por un arte más comprometido, más realista y objetivo, duro, directo, útil para el desarrollo de la sociedad, un arte revolucionario en su temática, si bien no en la forma.[82]​ Los artistas se separaron de la abstracción, reflexionando sobre el arte figurativo y rechazando toda actividad que no atendiese a los problemas de la acuciante realidad de la posguerra. Encarnaron este grupo Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann, Conrad Felixmüller, Christian Schad, Rudolf Schlichter, Ludwig Meidner, Karl Hofer y John Heartfield.

Frente a la introspección psicológica del expresionismo, el individualismo de Die Brücke o el espiritualismo de Der Blaue Reiter, la Nueva Objetividad propuso el retorno al realismo y a la plasmación objetiva del mundo circundante, con una temática más social y comprometida políticamente. Sin embargo, no renunciaron a los logros técnicos y estéticos del arte de vanguardia, como el colorido fauvista y expresionista, la “visión simultánea” futurista o la aplicación del fotomontaje a la pintura y el grabado del verismo. La recuperación de la figuración fue una consecuencia común en el espacio al final de la guerra: además de la Nueva Objetividad, surgió en Francia el purismo y en Italia la pintura metafísica, precursora del surrealismo. Pero en la Nueva Objetividad este realismo es más comprometido que en otros países, con obras de denuncia social que pretenden desenmascarar la sociedad burguesa de su tiempo, denunciar al estamento político y militar que los ha llevado al desastre de la guerra. Si bien la Nueva Objetividad se opuso al expresionismo por ser un estilo espiritual e individualista, mantuvo en cambio su esencia formal, ya que su carácter grotesco, de deformación de la realidad, de caricaturización de la vida, fue trasladado a la temática social abordada por los nuevos artistas de la posguerra.[83]

La Nueva Objetividad surgió como rechazo al Novembergruppe, cuya falta de compromiso social rechazaban. Así, en 1921, un grupo de artistas dadaístas –entre los que se encontraban George Grosz, Otto Dix, Rudolf Schlichter, Hanna Höch, etc.– se presentaron como “Oposición al Grupo de Noviembre”, redactando una Carta abierta a este. El término Nueva Objetividad fue ideado por el crítico Gustav Friedrich Hartlaub para la exposición Nueva Objetividad. Pintura alemana desde el expresionismo, celebrada en 1925 en la Kunsthalle de Mannheim. Según palabras de Hartlaub: “el objetivo es superar las mezquindades estéticas de la forma a través de una nueva objetividad nacida del disgusto hacia la sociedad burguesa de la explotación”.[84]

En paralelo a la Nueva Objetividad surgió el denominado “realismo mágico”, nombre propuesto igualmente por Hartlaub en 1922 pero difundido sobre todo por Franz Roh en su libro Postexpresionismo. Realismo mágico (1925). El realismo mágico se situó más a la derecha de la Nueva Objetividad –aunque fue igualmente eliminado por los nazis–, y representaba una línea más personal y subjetiva que el grupo de Grosz y Dix. Frente a la violencia y dramatismo de sus coetáneos objetivos, los realistas mágicos elaboraron una obra más calmada e intemporal, más serena y evocadora, transmisora de una quietud que pretendía apaciguar los ánimos tras la guerra. Su estilo era cercano al de la pintura metafísica italiana, intentando captar la trascendencia de los objetos más allá del mundo visible. Entre sus figuras destacaron Georg Schrimpf, Alexander Kanoldt, Anton Räderscheidt, Carl Grossberg y Georg Scholz.[85]

 
Descendimiento de la cruz (1917), de Max Beckmann, MoMA, Nueva York

Los principales exponentes de la Nueva Objetividad fueron:

  • George Grosz: procedente del dadaísmo, estaba interesado por el arte popular. Mostró desde joven en su obra un intenso disgusto por la vida, que se convirtió tras la guerra en indignación. En su obra analizó fría y metódicamente la sociedad de su tiempo, desmitificando a las clases dirigentes para mostrar su lado más cruel y despótico. Cargó especialmente contra el ejército, la burguesía y el clero, en series como El rostro de la clase dominante (1921) o Ecce Homo (1927), en escenas donde predomina la violencia y el sexo. Sus personajes suelen ser mutilados de guerra, asesinos, suicidas, burgueses ricos y rechonchos, prostitutas, vagabundos, etc., en figuras escuetas, silueteadas en pocos trazos, como muñecos. Técnicamente, empleó recursos de otros estilos, como el espacio geometrizante del cubismo o la captación del movimiento del futurismo.[86]
  • Otto Dix: iniciado en el realismo tradicional, con influencia de Hodler, Cranach y Durero, en Dix la temática social, patética, directa y macabra de la Nueva Objetividad quedaba enfatizada por la representación realista y minuciosa, casi diáfana, de sus escenas urbanas, pobladas por el mismo tipo de personajes que retrataba Grosz: asesinos, lisiados, prostitutas, burgueses y mendigos. Expuso de manera fría y metódica los horrores de la guerra, las carnicerías y matanzas que presenció como soldado: así, en la serie La Guerra (1924), se inspiró en la obra de Goya y de Callot.[87]
  • Max Beckmann: de formación académica e inicios cercanos al impresionismo, el horror de la guerra le llevó como a sus compañeros a plasmar de forma cruda la realidad que lo envolvía. Acusó entonces la influencia de antiguos maestros como Grünewald, Brueghel y El Bosco, junto a nuevas aportaciones como el cubismo, del que tomó su concepto de espacio, que se vuelve en su obra un espacio agobiante, casi claustrofóbico, donde las figuras tienen un aspecto de solidez escultórica, con contornos muy delimitados. En su serie El infierno (1919) hizo un retrato dramático del Berlín de posguerra, con escenas de gran violencia, con personajes torturados, que gritan y se retuercen de dolor.[87]
  • Conrad Felixmüller: ferviente opositor de la guerra, durante la contienda asumió el arte como forma de compromiso político. Ligado al círculo de Pfemfert, editor de la revista Die Aktion, se movió en el ambiente antimilitarista de Berlín, que rechazaba el esteticismo en arte, defendiendo un arte comprometido y de finalidad social. Influido por el colorido de Die Brücke y por la descomposición cubista, simplificó el espacio a formas angulares y cuadriláteras, que él denominaba “cubismo sintético”. Su temática se centró en obreros y en las clases sociales más desfavorecidas, con un fuerte componente de denuncia.[88]
  • Christian Schad: miembro del grupo dadaísta de Zúrich (1915-1920), donde trabajó con papel fotográfico –sus “schadografías”–, se dedicó posteriormente al retrato, en retratos fríos y desapasionados, estrictamente objetivos, casi deshumanizados, estudiando con mirada sobria y científica a los personajes que retrata, que se ven reducidos a simples objetos, solos y aislados, sin capacidad de comunicarse.[85]
  • Ludwig Meidner: miembro del grupo Die Pathetiker (Los Patéticos) junto a Jakob Steinhardt y Richard Janthur, su principal tema fue la ciudad, el paisaje urbano, que mostró en escenas abigarradas, sin espacio, con grandes multitudes de gente y edificios angulosos de precario equilibrio, en un ambiente opresivo, angustioso. En su serie Paisajes apocalípticos (1912-1920) retrató ciudades destruidas, que arden o estallan, en vistas panorámicas que muestran más fríamente el horror de la guerra.[89]
  • Karl Hofer: iniciado en un cierto clasicismo cercano a Hans von Marées, estudió en Roma y París, donde le sorprendió la guerra y fue hecho prisionero durante tres años, hecho que marcó profundamente el desarrollo de su obra, con figuras atormentadas, de gestos vacilantes, en actitud estática, enmarcadas en diseños claros, de colores fríos y pincelada pulcra e impersonal. Sus figuras son solitarias, de aspecto pensativo, melancólico, denunciando la hipocresía y la locura de la vida moderna (La pareja, 1925; Hombres con antorchas, 1925; El cuarto negro, 1930).[90]

Otros artistas

 
Madre arrodillada con niño (1907), de Paula Modersohn-Becker, Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Berlín.

Algunos artistas no se adscribieron a ningún grupo, desarrollando de forma personal un expresionismo fuertemente intuitivo, de diversas tendencias y estilos:

  • Paula Modersohn-Becker: estudió en Bremen y Hamburgo, instalándose posteriormente en la colonia de artistas de Worpswede (1897), enmarcada en aquel entonces en un paisajismo cercano a la Escuela de Barbizon. Sin embargo, su interés por Rembrandt y los pintores alemanes medievales le llevaron hacia la búsqueda de un arte más expresivo. Influida por el postimpresionismo, así como por Nietzsche y Rilke, comenzó a emplear en sus obras colores y formas aplicados simbólicamente. En unas visitas a París entre 1900 y 1906 recibió la influencia de Cézanne, Gauguin y Maillol, combinando de forma personal las formas tridimensionales de Cézanne y los diseños lineales de Gauguin, principalmente en retratos y escenas maternas, así como desnudos, evocadores de una nueva concepción en la relación del cuerpo con la naturaleza.[91]
  • Lovis Corinth: formado en el impresionismo –del que fue una de las principales figuras en Alemania junto a Max Liebermann y Max Slevogt–, derivó en su madurez hacia el expresionismo con una serie de obras de introspección psicológica, con una temática centrada en lo erótico y macabro. Después de un ataque cerebral que padeció en 1911 y que le paralizó la mano derecha, aprendió a pintar con la izquierda. Si bien siguió anclado en la impresión óptica como método de creación de sus obras, cobró un creciente protagonismo la expresividad, culminando en El Cristo rojo (1922), escena religiosa de notable angustia cercana a las visiones de Nolde.[92]
  • Christian Rohlfs: de formación académica, se dedicó principalmente al paisaje de estilo realista, hasta que desembocó en el expresionismo casi a los cincuenta años de edad. El hecho determinante para el cambio pudo ser su contratación en 1901 como profesor de la escuela-museo Folkwang de Hagen, donde pudo contactar con las mejores obras del arte moderno internacional. Así, a partir de 1902 empezó a aplicar el color de forma más sistemática, a la manera puntillista, con un colorido muy luminoso. Recibió más tarde la influencia de Van Gogh, con paisajes de pincelada rítmica y pastosa, en franjas onduladas, sin profundidad. Por último, tras una exposición de Die Brücke en el Folkwang en 1907, probó nuevas técnicas, como la xilografía y el linóleo, con acentuados contornos negros. Su temática era variada, aunque centrada en temas bíblicos y de la mitología nórdica.[93]
  • Wilhelm Morgner: alumno de Georg Tappert, pintor vinculado a la colonia de Worpswede, cuyo paisajismo lírico le influyó en primer lugar, evolucionó más tarde a un estilo más personal y expresivo, influido por el cubismo órfico, donde cobran importancia las líneas de color, con pinceladas puntillistas que se yuxtaponen formando algo parecido a un tapiz. Al acentuar el color y la línea abandonó la profundidad, en composiciones planas donde los objetos se sitúan en paralelo, y las figuras suelen representarse de perfil. Desde 1912 cobró importancia en su obra la temática religiosa, en composiciones casi abstractas, con líneas simples trazadas con el color.[94]

El grupo de Viena

 
Pareja de mujeres (1915), de Egon Schiele, Magyar Szépmüvészeti Múzeum, Budapest.

En Austria, los expresionistas recibieron la influencia del modernismo alemán (Jugendstil) y austríaco (Sezession), así como de los simbolistas Gustav Klimt y Ferdinand Hodler. El expresionismo austríaco destacó por la tensión de la composición gráfica, deformando la realidad de forma subjetiva, con una temática principalmente erótica –representada por Schiele– o psicológica –representada por Kokoschka–.[95]​ En contraposición al impresionismo y el arte académico decimonónico preponderante en la Austria del cambio de siglo, los jóvenes artistas austríacos siguieron la estela de Klimt en busca de una mayor expresividad, reflejando en sus obras una temática existencial de gran trasfondo filosófico y psicológico, centrado en la vida y la muerte, la enfermedad y el dolor, el sexo y el amor.[96]

Sus principales representantes fueron Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Richard Gerstl, Max Oppenheimer, Albert Paris von Gütersloh y Herbert Boeckl, además de Alfred Kubin, miembro como se ha visto de Der Blaue Reiter. Cabría destacar principalmente la obra de dos artistas:

  • Egon Schiele: discípulo de Klimt, su obra giró en torno a una temática basada en la sexualidad, la soledad y la incomunicación, con cierto aire de voyeurismo, con obras muy explícitas por las que incluso estuvo preso, acusado de pornografía. Dedicado principalmente al dibujo, otorgó un papel esencial a la línea, con la que basó sus composiciones, con figuras estilizadas inmersas en un espacio opresivo, tenso. Recreó una tipología humana reiterativa, con un canon alargado, esquemático, alejado del naturalismo, con colores vivos, exaltados, destacando el carácter lineal, el contorno.[97]
  • Oskar Kokoschka: recibió la influencia de Van Gogh y del pasado clásico, principalmente el barroco (Rembrandt) y la escuela veneciana (Tintoretto, Veronese). También estuvo ligado a la figura de Klimt, así como del arquitecto Adolf Loos. Sin embargo, creó su propio estilo personal, visionario y atormentado, en composiciones donde el espacio cobra gran protagonismo, un espacio denso, sinuoso, donde se ven sumergidas las figuras, que flotan en él inmersas en una corriente centrífuga que produce un movimiento espiral. Su temática solía ser el amor, la sexualidad y la muerte, dedicándose también a veces al retrato y el paisaje.[98]​ Sus primeras obras tenían un estilo medieval y simbolista cercano a los Nabis o la época azul de Picasso. Desde 1906, en que conoció la obra de Van Gogh, se inició en un tipo de retrato de corte psicológico, que pretendía reflejar el desequilibrio emocional del retratado, con supremacía de la línea sobre el color. Sus obras más puramente expresionistas destacan por las figuras retorcidas, de expresión torturada y apasionamiento romántico, como La esposa del viento (1914). Desde los años 1920 se dedicó más al paisaje, con un cierto aspecto barroco, de pincelada más ligera y colores más brillantes.[99]

Escuela de París

 
Desnudo recostado (1919), de Amedeo Modigliani, Museum of Modern Art, Nueva York.

Se denomina Escuela de París a un grupo heterodoxo de artistas que trabajaron en París en el período de entreguerras (1905-1940), vinculados a diversos estilos artísticos como el postimpresionismo, el expresionismo, el cubismo y el surrealismo. El término engloba a una gran variedad de artistas, tanto franceses como extranjeros que residían en la capital francesa en el intervalo entre las dos guerras mundiales. En aquella época la ciudad del Sena era un fértil centro de creación y difusión artística, tanto por su ambiente político, cultural y económico, como por ser el origen de diversos movimientos de vanguardia como el fauvismo y el cubismo, y lugar de residencia de grandes maestros como Picasso, Braque, Matisse, Léger, etc. También era un remarcable centro de coleccionismo y de galerías de arte. La mayoría de artistas residía en los barrios de Montmartre y Montparnasse, y se caracterizaba por su vida mísera y bohemia.[100]

En la Escuela de París se dio una gran diversidad estilística, si bien la mayoría estuvieron vinculados en mayor o menor medida al expresionismo, aunque interpretado de forma personal y heterodoxa: artistas como Amedeo Modigliani, Chaïm Soutine, Jules Pascin y Maurice Utrillo fueron conocidos como “les maudits” (los malditos), por su arte bohemio y torturado, reflejo de un ambiente noctámbulo, miserable y desesperado. En cambio, Marc Chagall representa un expresionismo más vitalista, más dinámico y colorista, sintetizando su iconografía rusa natal con el colorido fauvista y el espacio cubista.[101]

Los miembros más destacados de la escuela fueron:

  • Amedeo Modigliani: se instaló en Montmartre en 1906, donde se reunía en “El conejo ágil” con Picasso, Max Jacob, Apollinaire, Soutine, etc. Influido por el simbolismo y el manierismo (Pontormo, Parmigianino), se dedicó principalmente al paisaje, el retrato y el desnudo, con figuras alargadas inspiradas en los maestros italianos del Cinquecento. Hedonista, buscaba la felicidad, lo agradable, por lo que no le interesaba la corriente destructiva nietzscheana del expresionismo alemán. En sus obras remarcaba con fuerza el contorno, de líneas fluidas, herederas del arabesco modernista, mientras que el espacio se formaba por yuxtaposición de planos de color. Sus retratos eran de gran introspección psicológica, a lo que contribuía una cierta deformación y la transmisión de ese aire melancólico y desolado propio de su visión bohemia y angustiada de la vida. Se dedicó también a la escultura, con influencia de Brâncuşi, así como manierista y africana, con obras simétricas, alargadas, frontales, cercanas a la escultura arcaica griega.[102]
  • Marc Chagall: instalado en París en 1909, realizó obras de carácter onírico, cercanas a un cierto surrealismo, distorsionando la realidad a su capricho. Empleaba una gama de color exaltada, principal nexo de unión con el expresionismo alemán –aunque él no se consideraba expresionista–, en temas populares y religiosos, con desproporción y falta de interés por la jerarquización en la narración de los hechos. Influido por el fauvismo, el cubismo y el futurismo, sus escenas se encuentran en un espacio irreal, ajeno a reglas de perspectiva o escala, en un mundo donde evoca sus recuerdos infantiles y los temas populares rusos y judíos, mezclados con el mundo de los sueños, la música y la poesía. Tomó de Delaunay la transparencia de planos y colores, así como la creación de espacio a través del color y la simultaneidad temporal mediante la yuxtaposición de imágenes. Entre 1914 y 1922 volvió a Rusia, donde fue comisario cultural en la Escuela de Bellas Artes de Vítebsk. De vuelta a París, evolucionó hacia el surrealismo.[103]
  • Georges Rouault: vinculado en principio al simbolismo –fue discípulo de Gustave Moreau– y al fauvismo, su temática de índole moral –centrada en lo religioso– y su colorido oscuro lo acercaron al expresionismo. Sus obras más emblemáticas son las de desnudos femeninos, que tienen un aire amargo y desagradable, con figuras lánguidas y blanquecinas (Odaliscas, 1907); escenas circenses, principalmente de payasos, con aire caricaturesco, remarcando notablemente los contornos (Cabeza de un clown trágico, 1904); y escenas religiosas, con dibujo más abstracto y colorido más intenso (La Pasión, 1943). La obra de Rouault –especialmente las obras religiosas– tenía una fuerte carga de denuncia social, de increpación hacia los vicios y defectos de la sociedad burguesa; incluso en una temática como la circense enfatizaba su lado más negativo y deprimente, sin concesiones cómicas o sentimentales, con un aspecto sórdido y cruel. Sentía predilección por el gouache y la acuarela, con tonos oscuros y superficies salpicadas, en capas superpuestas de pigmentos translúcidos, con un grafismo de líneas rotas que enfatizaba la expresividad de la composición.[104]
 
Escena de café, de Jules Pascin, Museum of Fine Arts, Boston.
  • Jules Pascin: de origen búlgaro y ascendencia judía, se instaló en París después de breves estancias en Berlín, Viena y Praga; en 1914 se trasladó a Estados Unidos, volviendo a París en 1928 hasta su suicidio dos años más tarde. Su obra expresaba el desarraigo y la alienación del desterrado, así como las obsesiones sexuales que le marcaron desde su adolescencia. En sus inicios mostró la influencia del fauvismo y el cubismo, así como de Toulouse-Lautrec y Degas en los desnudos. Tenía una delicada técnica, con una línea finamente sugerida y un color de tonos iridiscentes, mostrando en sus desnudos un aire lánguido y evanescente.[105]
  • Chaïm Soutine: ruso de familia judía, se instaló en París en 1911. Su personalidad violenta y autodestructiva le provocaba una relación apasionada con su obra, llevándole muchas veces a romper sus cuadros, y reflejándose en una pincelada fuerte e incontrolada y una temática angustiosa y desolada, como en su Buey en canal (1925), inspirado en el Buey desollado de Rembrandt. Pintor impulsivo y espontáneo, tenía una necesidad irrefrenable de plasmar inmediatamente en el lienzo su emotividad interior, motivo por el que sus obras carecen de cualquier preparación previa. Influido por Rembrandt, El Greco y Tintoretto, su colorido es intenso, expresando con la dirección de las pinceladas los sentimientos del artista. Asimismo, es evidente la huella de Van Gogh en la impulsividad del gesto pictórico, sobre todo en sus paisajes.[106]
  • Maurice Utrillo: artista bohemio y torturado, su actividad artística fue paralela a su adicción al alcohol. De obra autodidacta y con cierto aspecto naïf, se dedicó principalmente al paisaje urbano, retratando de forma magistral el ambiente popular del barrio de Montmartre, enfatizando su aspecto de soledad y opresión, reflejado con una técnica depurada y lineal, de cierta herencia impresionista.[107]

Otros artistas que desarrollaron su obra en el seno de la Escuela de París fueron Lasar Segall, Emmanuel Mané-Katz, Pinchus Krémègne, Moïse Kisling, Michel Kikoïne y el japonés Tsuguharu Foujita.

Otros países

 
Fertilidad, de Frits Van den Berghe, Kunstmuseum aan Zee, Oostende.
  • Argentina: uno de los más importantes representantes del expresionismo argentino fue Enrique Sobisch, excepcional pintor de relieve internacional. Su pintura fue influida por Marc Chagall, a quien dedicó una muestra-homenaje de más de 100 cuadros en 1978 en Buenos Aires, que el eximio pintor ruso agradeció personalmente. En 1979 Sobisch se radicó en Madrid, donde murió en 1989.
  • Bélgica: el expresionismo belga fue heredero del simbolismo primitivista, acusando igualmente una fuerte influencia del pintor renacentista flamenco Pieter Brueghel el Viejo, así como la de James Ensor, maestro de los expresionistas belgas. El primer grupo surgió en 1914 en la colonia de artistas de Sint-Martens-Latem, integrado por Albert Servaes, Gustave Van de Woestijne, Gustave De Smet, Frits Van den Berghe y Constant Permeke. Sin embargo, la guerra dispersó el grupo: Permeke se refugió en Gran Bretaña, y De Smet y Van den Berghe en Países Bajos. Fuera de su ambiente recibieron numerosas influencias, principalmente del cubismo y el arte africano. Pasada la guerra el expresionismo belga revivió con notable fuerza, sobre todo en torno a la revista Selection y a la galería del mismo nombre, en Bruselas. Las influencias del momento fueron la del cubismo y de la Escuela de París, plasmadas en un cierto aire monumental y un enfoque social tendente al ruralismo, con escenas costumbristas inspiradas en los clásicos flamencos. El movimiento perduró prácticamente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, si bien con un continuo declive desde 1930.[108]
  • Brasil: en este país tenemos la presencia de Cândido Portinari, pintor de renombre universal. De familia pobre, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro. En 1929 viajó a Europa, estableciéndose en París después de recorrer España, Italia e Inglaterra, para volver en 1931. Con influencia de Picasso, en su obra expresó el mundo de los pobres y desfavorecidos, de los obreros y los agricultores. Otro nombre a destacar sería el de Anita Malfatti, considerada la introductora de las vanguardias europeas y norteamericanas en Brasil. En 1910 viajó a Berlín, donde estudió con Lovis Corinth. Su obra se caracterizó por los colores violentos, en retratos, desnudos, paisajes y escenas populares. Desde 1925 abandonó el expresionismo y comenzó una carrera más convencional.[109]
 
Hipnotizador (1912), de Bohumil Kubišta, Galerie výtvarných umění, Ostrava.
  • Checoslovaquia: país surgido tras la Primera Guerra Mundial con la desmembración del Imperio austrohúngaro, las vanguardias llegaron con algo de retraso, lo que se tradujo en una cierta mixtificación de estilos, produciéndose un expresionismo fuertemente mezclado con el cubismo. Sus principales representantes fueron Bohumil Kubišta, Emil Filla y Antonín Procházka. La obra de Filla es una profunda reflexión sobre la guerra –quedó fuertemente marcado por su experiencia en el campo de concentración de Buchenwald–, con una gran influencia de la pintura neerlandesa del siglo XVII. Procházka expresó la belleza y la poesía de los objetos mundanos, que trataba de trascender extrayendo de ellos una visión idealizada pero muy descriptiva, empleando a menudo la técnica de la encáustica. Kubišta, influido por Van Gogh y Cézanne, fue miembro temporalmente de Die Brücke. De formación autodidacta e interesado por la filosofía y la óptica, estudió los colores y la construcción geométrica de la pintura. Su obra evolucionó desde 1911 a un estilo más influido por el cubismo.[110]
  • Colombia: en este país destacó Alejandro Obregón, gracias a cuya obra el expresionismo figurativo adquirió gran auge en el país a partir de los años 1950. Muchos de sus trabajos se caracterizaron por contener una fuerte crítica social y política. En sus pinturas también destaca su fascinación por la naturaleza colombiana, siendo el cóndor uno de sus símbolos más recurrentes.
  • Ecuador: cabe remarcar la obra de Oswaldo Guayasamín. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Entre 1942 y 1943 viajó por Estados Unidos y México, donde fue ayudante de Orozco. Un año después viajó por diversos países de América Latina, entre ellos Perú, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, encontrando en todos ellos una sociedad indígena oprimida, temática que, desde entonces, apareció siempre en sus obras. En sus pinturas posteriores figurativas trató temas sociales, simplificando las formas. Su obra reflejó el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad, denunciando la violencia que le ha tocado vivir al ser humano en el siglo XX, marcado por las guerras mundiales, los genocidios, los campos de concentración, las dictaduras, las torturas, etc. Tiene murales en Quito, Madrid (Aeropuerto de Madrid-Barajas), París (Sede de la UNESCO), etc.
  • Estados Unidos: destacó Edward Hopper, miembro de la Escuela Ashcan, caracterizada por sus representaciones de temática social en las grandes ciudades, especialmente Nueva York. Su pintura se caracterizó por un peculiar y rebuscado juego entre luces y sombras, por la descripción de los interiores y por la representación de la soledad, que conlleva un aspecto de incomunicación. Otro nombre a remarcar sería el de Max Weber, pintor de origen ruso, que estudió en el Pratt Institute de Brooklyn y en París (1905-1908), donde recibió la influencia de Cézanne. Sus primeras obras fueron de signo cubista y expresionista (Restaurante chino, 1915, Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York), evolucionando desde 1917 hacia la abstracción, destacando por el colorido brillante, las distorsiones violentas y un fuerte tono emocional. Es de destacar que Estados Unidos acogió numerosos artistas expresionistas que emigraron a causa del nazismo, por lo que este movimiento cobró aquí un gran auge, ejerciendo una poderosa influencia entre los jóvenes artistas, lo que se vio reflejado en el surgimiento del expresionismo abstracto norteamericano.
  • Finlandia: destaca la obra de Akseli Gallen-Kallela, pintor adscrito por un tiempo al grupo Die Brücke. Sus primeras pinturas habían estado impregnadas de romanticismo, pero tras la muerte de su hija realizó trabajos más agresivos, tales como la Defensa del Sampo, La venganza de Joujahainen o La madre de Lemminkainen. Su obra se centró en el folklore finlandés, con un sentido reivindicativo de su cultura frente a la injerencia rusa. Otro importante exponente fue Tyko Sallinen: estudió arte en Helsinki, residiendo en París entre 1909 y 1914, donde recibió la influencia del fauvismo. Su temática se centró en el paisaje carelio y la vida rural, con colores brillantes de trazo fuerte. Fue miembro del Novembergruppe.[112]
  • Francia: posteriormente a la Escuela de París, se desarrolló en Francia entre 1920 y 1930 un “expresionismo francés” centrado en la obra de tres artistas: Marcel Gromaire, Édouard Goerg y Amédée de La Patellière. Este grupo se vio influido por el cubismo, desarrollando un estilo más sobrio y contenido que el expresionismo alemán, con múltiples puntos de contacto con la escuela flamenca. También cabe destacar la figura individual de Gen Paul, pintor autodidacta influido por Van Gogh y Cézanne, así como por Velázquez, Goya y El Greco. Sus obras se caracterizaron por las pinceladas gestuales, composiciones atrevidas, perspectivas forzadas, uso de diagonales y zigzags, y áreas planas de color. A diferencia de otros expresionistas de la época como Soutine y Rouault, sus obras están llenas de optimismo, impulsado por su pasión por la vida y su deseo de superar su discapacidad –fue herido durante la guerra–. Debido al dinamismo y el movimiento inherente en sus pinturas, algunos críticos consideran a Gen Paul un precursor del expresionismo abstracto.[113]
 
Cedro solitario (1907), de Tivadar Kosztka Csontváry, Csontváry Museum, Pécs.
  • Hungría: país igualmente surgido tras la Primera Guerra Mundial, destaca la figura de Tivadar Kosztka Csontváry. Farmacéutico de profesión, a los veintisiete años se inició en la pintura tras una visión mística que le reveló que sería un gran pintor. Desde 1890 realizó un largo viaje por el Mediterráneo (Dalmacia, Italia y Grecia), el norte de África y el Oriente Medio (Líbano, Palestina, Egipto y Siria). Aunque su arte empezó a ser reconocido, su carácter solitario, su progresiva esquizofrenia y sus delirios religiosos le llevaron a alejarse de la sociedad. Pintó más de un centenar de imágenes, destacando su emblemático Cedro solitario (1907). Su arte conectó con el postimpresionismo y el expresionismo, aunque fue un autodidacta y su estilo es difícilmente clasificable. Aun así ha pasado a la Historia como uno de los más importantes pintores húngaros.
  • Italia: país igualmente mediterráneo, el expresionismo no tuvo excesiva implantación, si bien se dio en la obra de determinados artistas individuales, generalmente influido por el futurismo, estilo predominante en la Italia de principios de siglo. Lorenzo Viani, de filiación anarquista, retrató en su obra la vida de la gente humilde, los pobres, los desheredados, con un lenguaje antiacadémico, tosco, violento, reflejando un mundo de rebelión y sufrimiento. Ottone Rosai pasó por una etapa futurista para desembocar en el expresionismo, reflejando en su obra motivos populares florentinos, con personajes tristes, melancólicos, encerrados en sí mismos. Mario Sironi también evolucionó desde el futurismo para reflejar desde 1920 un expresionismo centrado en el paisaje urbano, en escenas de ciudades industriales que absorben al individuo, reflejado por figuras solitarias de obreros inmersos en los escenarios de grandes fábricas y barrios industriales cruzados por trenes, camiones y tranvías. Scipione (seudónimo de Gino Bonichi) creó escenas fantásticas, de corte romántico, con influencia de Van Gogh y El Greco, con una pincelada nerviosa, fluidos arabescos y perspectivas abruptas.[114]
  • México: en este país el expresionismo estuvo estrechamente ligado a la revolución, destacando el aspecto social de la obra, generalmente en formatos de gran tamaño como el mural. Asimismo, tuvo gran importancia la temática folklórica e indigenista. El muralismo fue un estilo de vocación socio-política que enfatizaba el contenido reivindicativo de su temática, centrada en las clases pobres y desfavorecidas, con formatos monumentales de gran expresividad, trabajando sobre una superficie de hormigón o sobre la fachada de un edificio. Sus máximos exponentes fueron: José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. El expresionismo también influyó en la obra personal e inclasificable de Frida Kahlo.[109]
  • Países Bajos: en este país la pintura expresionista no se desarrolló tanto como la arquitectura, representada por la notable Escuela de Ámsterdam, y fue un movimiento heterogéneo que acusó diversas influencias, si bien la principal fue la de Van Gogh. En Bergen surgió una escuela formada por Jan Sluyters, Leo Gestel y Charley Toorop, que enseguida se orientó hacia la Nueva Objetividad alemana. En 1918 se creó en Groninga el grupo De Ploeg (La Carreta), formado por Jan Wiegers y Hendrik Nicolaas Werkman, cercanos a Die Brücke pero con tendencia a la abstracción. Otros artistas a destacar fueron Herman Kruyder, cercano a Der Blaue Reiter y los artistas flamencos, y Hendrik Chabot, con un estilo similar a Permeke. Por último, cabe destacar a Kees Van Dongen, miembro ocasional de Die Brücke, pintor proveniente del fauvismo especializado en desnudos y retratos femeninos.[115]
  • Polonia: destaca la figura de Henryk Gotlib, pintor profundamente influido por Rembrandt. Vivió en París de 1923 a 1929, participando en las exposiciones del Salón de Otoño y el Salón de los Independientes. Entre 1933 y 1938 realizó estancias en Italia, Grecia y España, estableciéndose definitivamente en Londres al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Perteneció al grupo vanguardista polaco Formiści, que se oponía al arte académico y naturalista, con un estilo donde destacaba la deformación de la naturaleza, la subordinación de las formas, la abolición de un único punto de vista y un colorido crudo. Otro miembro de Formiści fue Gustaw Gwozdecki, que también vivió en París (1903-1916) y Nueva York, excelente retratista que practicó la pintura al óleo, el dibujo, el gouache y el grabado.[116]
  • Suecia: su principal representante fue la pintora Sigrid Hjertén. Estudió artesanía y diseño en Estocolmo, graduándose como profesora de dibujo. Pasó un tiempo en París, recibiendo la influencia de Matisse y Cézanne, lo que se demuestra en la utilización del color en contraste con unos contornos muy simplificados, esforzándose por encontrar las formas y los colores que puedan transmitir sus emociones. En 1912 realizó su primera exposición en Estocolmo, participando desde entonces en numerosas exposiciones tanto en Suecia como en el extranjero. En su obra describió el papel que desempeñaba como artista, mujer y madre, diferentes identidades en mundos diferentes. Entre 1920 y 1932 residió en París, comenzando a manifestarse su dolencia esquizofrénica, lo que se denotó en su obra, con colores más oscuros y composiciones tensas, reflejando su sentimiento de angustia y abandono. De vuelta a su país, desde 1938 vivió hospitalizada.
  • Suiza: en este país el expresionismo acusó la influencia de Hodler y Böcklin, dos destacados artistas de la generación anterior. El expresionismo llegó a Suiza con algo de retraso frente a su vecina Alemania: en 1912 se realizó una exposición en Zúrich con obras de Paul Klee, Der Blaue Reiter, Matisse y el grupo Der Moderne Bund, fundado en 1910 en Lucerna por Hans Arp, Walter Helbig y Oskar Lüthy. Durante la Primera Guerra Mundial muchos artistas se establecieron en Suiza, ayudando a la difusión del expresionismo. Se crearon así diversos grupos de artistas, como Röt-Blau (Rojo-Azul), fundado en 1925 por Hermann Scherer, Albert Müller, Paul Camenisch y Werner Neuhaus; Der Schritt Weiter (El paso falso), fundado en Berna en 1931; Gruppe 33, surgido en Basilea en 1933; y Dreigestirn (Tríada), formado por Fritz Eduard Pauli, Ignaz Epper y Johann Robert Schürch.[117]​ El principal representante del expresionismo suizo fue Paul Klee, miembro destacado de Der Blaue Reiter, junto a Cuno Amiet, que fue miembro de Die Brücke. Amiet provenía del simbolismo –cuyo espíritu mantuvo incluso durante su etapa expresionista–; en su obra es palpable un sentimiento vitalista de aire bucólico, con un cromatismo reducido propenso a veces a la monocromía.[118]
  • Uruguay: el mayor exponente del expresionismo fue José Cuneo Perinetti, plástico influido por Chaïm Soutine, especialmente en su época posterior a 1930, ya de regreso de Europa.[119]

Literatura

 
Número de Die Aktion de 1914 con un retrato de Charles Péguy por Egon Schiele.

La literatura expresionista se desarrolló en tres fases principales:

  • De 1910 a 1914
  • De 1914 a 1918 –coincidiendo con la I Guerra Mundial
  • De 1918 a 1925.

Aparecen como temas destacados –al igual que en la pintura– la guerra, la urbe, el miedo, la locura, el amor, el delirio, la naturaleza, la pérdida de la identidad individual y, como señala Guillermo de Torre, el conflicto generacional, entre otros. Ningún otro movimiento hasta la fecha había apostado de igual manera por la deformidad, la enfermedad y la locura como el motivo de sus obras. Los escritores expresionistas criticaron la sociedad burguesa de su época, el militarismo del gobierno del káiser, la alienación del individuo en la era industrial y la represión familiar, moral y religiosa, por lo que se sentían vacíos, solos, hastiados, en una profunda crisis existencial. El escritor presenta la realidad deformada por su punto de vista interior, expresando sentimientos y emociones subjetivas y humanas más que impresiones sensitivas y objetivas deshumanizadas.

Ya no se imita la realidad, no se analizan causas ni hechos, sino que el autor busca la esencia de las cosas, mostrando su particular visión. Así, no les importa deformar la realidad mostrando su aspecto más terrible y descarnado, adentrándose en temáticas hasta entonces prohibidas, como la sexualidad, la enfermedad y la muerte, o enfatizando aspectos como lo siniestro, lo macabro, lo grotesco. Formalmente, recurren a un tono épico, exaltado, patético, renunciando a la gramática y a las relaciones sintácticas lógicas, con un lenguaje preciso, crudo, concentrado.

Buscan la significación interna del mundo, abstrayéndolo en una especie de romanticismo trágico que va desde el misticismo socializante de Franz Werfel hasta el absurdo existencial de Franz Kafka. El mundo visible es una prisión que impide alcanzar la esencia de las cosas; hay que superar las barreras del tiempo y del espacio, en busca de la realidad más "expresiva".[120]

Los principales precursores de la literatura expresionista fueron los dramaturgos Georg Büchner, Frank Wedekind y el sueco August Strindberg. Büchner fue uno de los principales renovadores del drama moderno, con obras como La muerte de Danton (Dantons Tod, 1835) y Woyzeck (1836), que destacan por la introspección psicológica de los personajes, la reivindicación social de las clases desfavorecidas y un lenguaje entre culto y coloquial, mezclando aspectos cómicos, trágicos y satíricos. Wedekind evolucionó desde el naturalismo hacia un tipo de obra de tono expresionista, por su crítica a la burguesía, la rapidez de la acción, los reducidos diálogos y los efectos escénicos, en obras como El despertar de la primavera (Frühlings Erwachen, 1891), El espíritu de la tierra (Erdgeist, 1895) y La caja de Pandora (Die Büchse der Pandora, 1902). Strindberg inauguró con Camino de Damasco (Till Damaskus, 1898) la técnica estacional seguida por el drama expresionista, consistente en mostrar la acción por estaciones, periodos que determinan la vida de los personajes, en un sentido circular, ya que sus personajes intentan resolver sus problemas sin lograrlo.[121]

El expresionismo fue difundido por revistas como Der Sturm y Die Aktion, así como por el círculo literario Der Neue Club, fundado en 1909 por Kurt Hiller y Erwin Loewenson, reuniéndose en el Neopathetisches Cabaret de Berlín, donde se realizaban lecturas de poesía y se impartían conferencias. Más tarde Hiller, por desavenencias con Loewenson, fundó el cabaret literario GNU (1911), que desempeñó el papel de plataforma para difundir la obra de jóvenes escritores. Der Sturm apareció en Berlín en 1910, editada por Herwarth Walden, siendo centro difusor del arte, la literatura y la música expresionistas, contando también con una editorial, una librería y una galería artística. Die Aktion fue fundada en 1911 en Berlín por Franz Pfemfert, con una línea más comprometida políticamente, siendo un órgano de la izquierda alemana. Otras revistas expresionistas fueron Der Brenner (1910-1954), Die weißen Blätter (1913-1920) y Das junge Deutschland (1918-1920).[122]

La Primera Guerra Mundial supuso una fuerte conmoción para la literatura expresionista: mientras algunos autores consideraron la guerra como una fuerza arrasadora y renovadora que acabaría con la sociedad burguesa, para otros el conflicto cobró tintes negativos, plasmando en su obra los horrores de la guerra. En la posguerra, y en paralelo al movimiento de la Nueva Objetividad, la literatura adquirió mayor compromiso social y de denuncia de la sociedad burguesa y militarista que llevó a Alemania al desastre de la guerra. Las obras literarias de esta época adquirieron un aire documental, de reportaje social, perceptible en obras como La montaña mágica (1924) de Thomas Mann y Berlín Alexanderplatz (1929) de Alfred Döblin.[123]

Narrativa

La narrativa expresionista supuso una profunda renovación respecto a la prosa tradicional, tanto temática como estilísticamente, suponiendo una aportación imprescindible al desarrollo de la novela moderna tanto alemana como europea. Los autores expresionistas buscaban una nueva forma de captar la realidad, la evolución social y cultural de la era industrial. Por ello, se opusieron al encadenamiento argumental, a la sucesión espacio-tiempo y la relación causa-efecto propios de la literatura realista de raíz positivista. En cambio, introdujeron la simultaneidad, rompiendo la sucesión cronológica y rechazado la lógica discursiva, con un estilo que muestra pero no explica, donde el propio autor es sólo un observador de la acción, donde los personajes evolucionan de forma autónoma. En la prosa expresionista destacó la realidad interior sobre la exterior, la visión del protagonista, su análisis psicológico y existencial, donde los personajes se plantean su situación en el mundo, su identidad, con un sentimiento de alienación que les provoca conductas desordenadas, psicóticas, violentas, irreflexivas, sin lógica ni coherencia. Esta visión se plasmó en un lenguaje dinámico, conciso, elíptico, simultáneo, concentrado, sintácticamente deformado.[124]

Existieron dos corrientes fundamentales en la prosa expresionista: una reflexiva y experimental, abstracta y subjetivizadora, representada por Carl Einstein, Gottfried Benn y Albert Ehrenstein; y otra naturalista y objetivizadora, desarrollada por Alfred Döblin, Georg Heym y Kasimir Edschmid. Figura aparte la obra personal y difícilmente clasificable de Franz Kafka, que expresó en su obra lo absurdo de la existencia, en novelas como La metamorfosis (Die Verwandlung, 1915), El proceso (Der Prozeß, 1925), El castillo (Das Schloß, 1926) y El desaparecido (Der Verschollene, 1927). Kafka mostró mediante parábolas la soledad y alienación del hombre moderno, su desorientación en la sociedad urbana e industrial, su inseguridad y desesperación, su impotencia frente a poderes desconocidos que rigen su destino. Su estilo es ilógico, discontinuo, laberíntico, con vacíos que el lector debe rellenar.[125]

En España el expresionismo tuvo brotes individuales muy importantes, aunque no se constituyera en forma de grupos concretos o manifiestos. Son dos autores sobre todo, José Gutiérrez Solana (La España negra), también pintor, y Ramón María del Valle-Inclán (por su novela de dictadores Tirano Banderas o la trilogía El ruedo ibérico). Derivaciones ulteriores de este expresionismo, mezcladas con un cierto naturalismo, se encuentran luego en la posguerra en el movimiento denominado tremendismo, a partir de una de las obras maestras de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte (1942).

Poesía

 
Retrato de Rilke (1906), de Paula Modersohn-Becker, Sammlung Ludwig Roselius, Bremen.

La lírica expresionista se desarrolló notablemente en los años previos a la contienda mundial, con una temática amplia y variada, centrada sobre todo en la realidad urbana, pero renovadora respecto a la poesía tradicional, asumiendo una estética de lo feo, lo perverso, lo deforme, lo grotesco, lo apocalíptico, lo desolado, como nueva forma de expresión del lenguaje expresionista. Los nuevos temas tratados por los poetas alemanes son la vida en la gran ciudad, la soledad y la incomunicación, la locura, la alienación, la angustia, el vacío existencial, la enfermedad y la muerte, el sexo y la premonición de la guerra. Varios de estos autores, conscientes de la decadencia de la sociedad y su necesidad de renovación, utilizaron un lenguaje profético, idealista, utópico, un cierto mesianismo que propugnaba otorgar un nuevo sentido a la vida, una regeneración del ser humano, una mayor fraternidad universal.

Estilísticamente, el lenguaje expresionista es conciso, penetrante, desnudo, con un tono patético y desolado, anteponiendo la expresividad a la comunicación, sin reglas lingüísticas ni sintácticas. Buscan lo esencial del lenguaje, liberar la palabra, acentuando la fuerza rítmica del lenguaje mediante la deformación lingüística, la sustantivación de verbos y adjetivos y la introducción de neologismos. Sin embargo, mantienen la métrica y la rima tradicionales, siendo el soneto uno de sus principales medios de composición, aunque también recurren al ritmo libre y la estrofa polimétrica. Otro efecto del dinámico lenguaje expresionista fue el simultaneísmo, la percepción del espacio y el tiempo como algo subjetivo, heterogéneo, atomizado, inconexo, una presentación simultánea de imágenes y acontecimientos. Los principales poetas expresionistas fueron Franz Werfel, Georg Trakl, Gottfried Benn, Johannes R. Becher, Else Lasker-Schüler. En el frente cayeron, además, Georg Heym, Ernst Stadler y August Stramm. Guillermo de Torre cita además a Alfred Wolfenstein y Wilhelm Klemm. Con poca obra, porque murieron en batalla frisando la veintena, están también Kurd Adler, Walter Ferl, Georg Hecht, Hugo Hinz, Hans Leybold y Alfred Lichtenstein. Asimismo, el expresionismo ejerció una gran influencia en la obra de Rainer Maria Rilke.[126]

Teatro

El drama expresionista se opuso a la representación fidedigna de la realidad propia del naturalismo, renunciando a la imitación del mundo exterior y pretendiendo reflejar la esencia de las cosas, a través de una visión subjetiva e idealizada del ser humano.

Los dramaturgos expresionistas pretendían hacer del teatro un mediador entre la filosofía y la vida, transmitir nuevos ideales, renovar la sociedad moral e ideológicamente. Para ello realizaron una profunda renovación de los recursos dramáticos y escénicos, siguiendo el modelo estacional de Strindberg y perdiendo el concepto de espacio y tiempo, enfatizando en cambio la evolución psicológica del personaje, que más que individuo es un símbolo, la encarnación de los ideales de liberación y superación del nuevo hombre que transformará la sociedad. Son personajes tipificados, sin personalidad propia, que encarnan determinados roles sociales, nombrados por su función: padres, madres, obreros, soldados, mendigos, jardineros, comerciantes, etc.

El teatro expresionista puso énfasis en la libertad individual, en la expresión subjetiva, el irracionalismo y la temática prohibida. Su puesta en escena buscaba una atmósfera de introspección, de investigación psicológica de la realidad. Utilizaban un lenguaje conciso, sobrio, exaltado, patético, dinámico, con tendencia al monólogo, forma idónea de mostrar el interior del personaje. También cobró importancia la gesticulación, la mímica, los silencios, los balbuceos, las exclamaciones, que cumplían igualmente una función simbólica. Igual simbolismo adquirió la escenografía, otorgando especial relevancia a la luz y el color, y recurriendo a la música e incluso a proyecciones cinematográficas para potenciar la obra.[127]

El teatro fue un medio idóneo para la plasmación emocional del expresionismo, pues su carácter multiartístico, que combinaba la palabra con la imagen y la acción, era ideal para los artistas expresionistas, fuese cual fuese su especialidad. Así, además del teatro, en aquella época proliferaron los cabarets, que unían representación teatral y música, como en Die Fledermaus (El Murciélago), en Viena; Die Brille (Las Gafas), en Berlín; y Die elf Scharfrichter (Los Once Verdugos), en Múnich. En el teatro expresionista predominó la temática sexual y psicoanalítica, quizá por influencia de Freud, cuya obra La interpretación de los sueños apareció en 1900.

Asimismo, los protagonistas solían ser seres angustiados, solitarios, torturados, aislados del mundo y despojados de todo tipo de convencionalismo y apariencia social. El sexo representaba violencia y frustración, la vida sufrimiento y angustia.[128]

Para Guillermo de Torre, los principales dramaturgos expresionistas fueron, en Alemania, Georg Kaiser, Carl Sternheim y Ernst Toller, a los que cabría añadir a Fritz von Unruh, Reinhard Sorge, Walter Hasenclever, Ernst Barlach, Hugo von Hofmannsthal y la primera parte de la trilogía Jugend Zweier Kriege ("Juventud de dos guerras") de Ferdinand Bruckner. Cabe remarcar también la figura del productor y director teatral Max Reinhardt, director del Deutsches Theater, que destacó por las innovaciones técnicas y estéticas que aplicó a la escenografía expresionista: experimentó con la iluminación, creando juegos de luces y sombras, concentrando la iluminación en un sitio o personaje para captar la atención del espectador, o haciendo variar la intensidad de las luces, que se entrecruzan o se oponen. Su estética teatral fue adaptada posteriormente al cine, siendo uno de los rasgos distintivos del cine expresionista alemán. Por último, cabría señalar que en el expresionismo se formaron dos figuras de gran relevancia en el teatro moderno internacional: el director Erwin Piscator, creador de una nueva forma de hacer teatro que denominó "teatro político", experimentando una forma de espectáculo didáctico que aplicó más tarde el postexpresionista Bertolt Brecht en el Berliner Ensemble. En 1927 creó su propio teatro (Piscatorbühne), en el que aplicó los principios ideológicos y escénicos de este teatro político. Bertolt Brecht, por el contrario, tras una primera efímera etapa de expresionismo puro con su Ópera de cuatro ochavos, evolucionó rápidamente a su propia fórmula teatral postexpresionista, que llamó "teatro épico" por contraposición al teatro dramático. Con él rompía con la tradición del naturalismo y el neorromanticismo transformando radicalmente tanto el sentido del texto literario como la forma de ser presentado el espectáculo, e intentando que el público dejase de ser un simple espectador-receptor para desarrollar un papel activo distanciándose críticamente de la obra para romper su alienación burguesa. Entre sus obras más famosas están El círculo de tiza caucasiano (1938), Vida de Galileo (1938), El alma buena de Szechwan (1940), Los fusiles de la señora Carrar (1940), El resistible ascenso de Arturo Ui (1941), El señor Puntila y su criado Matti (1941), Terror y miseria del Tercer Reich (1945) y Madre Coraje y sus hijos (1949)

En España, pueden considerarse expresionista una parte del teatro, el correspondiente a la fórmula teatral del esperpento, de Ramón María del Valle Inclán, en especial Luces de Bohemia, y la trilogía Martes de Carnaval. No menos expresionista es la obra teatral, poco conocida, de otro miembro de la Generación del 98, José Martínez Ruiz, "Azorín", en concreto su trilogía Lo invisible, formada por La arañita en el espejo, El segador y Doctor Death, de 3 a 5.

Música

El expresionismo otorgó mucha importancia a la música, ligada estrechamente al arte sobre todo en el grupo Der Blaue Reiter: para estos artistas, el arte es comunicación entre individuos, por medio del alma, sin necesidad de un elemento externo. El artista ha de ser creador de signos, sin la mediación de un lenguaje. La música expresionista, siguiendo el espíritu de las vanguardias, pretendía desligar la música de los fenómenos objetivos externos, siendo instrumento únicamente de la actividad creadora del compositor y reflejando principalmente su estado anímico, fuera de toda regla y toda convención, tendiendo a la esquematización y a las construcciones lineales, en paralelo a la geometrización de las vanguardias pictóricas del momento.[129]

La música expresionista buscó la creación de un nuevo lenguaje musical, liberando la música, sin tonalidad, dejando que las notas fluyan libremente, sin intervención del compositor. En la música clásica, la armonía estaba basada en la cadencia tónica-subdominante-dominante-tónica, sin que dentro de una tonalidad se diesen notas extrañas a la escala. Sin embargo, desde Wagner, la sonoridad cobró mayor relevancia respecto a la armonía, ganando importancia las doce notas de la escala. Así, Arnold Schönberg creó el dodecafonismo, sistema basado en los doce tonos de la escala cromática –las siete notas de la escala tradicional más los cinco semitonos–, que se utilizan en cualquier orden, pero en series, sin repetir una nota antes de haber sonado las otras. Así se evita la polarización, la atracción a centros tonales. La serie dodecafónica es una estructura imaginaria, sin tema ni ritmo. Cada serie tiene 48 combinaciones, por inversión, retrogradación o inversión de la retrogradación, y comenzando por cada nota, lo que produce una serie casi infinita de combinaciones. Se podría decir que la destrucción de la jerarquía en la escala musical es equivalente, en pintura, a la eliminación de la perspectiva espacial renacentista efectuada igualmente por las vanguardias pictóricas. Al dodecafonismo siguió el ultracromatismo, que amplió la escala musical a grados inferiores al semitono –cuartos o sextos de tono–, como en la obra de Alois Hába y Ferruccio Busoni.[130]

Entre los músicos expresionistas destacaron especialmente Arnold Schönberg, Alban Berg y Anton von Webern, trío que formó la llamada Segunda Escuela de Viena:

  • Arnold Schönberg: se formó cuando en Viena había un caluroso debate entre wagnerianos y brahmsianos, decantándose rápidamente por nuevas formas de expresión renovadoras del lenguaje musical. Sus primeras obras fueron un fracaso de público, como el poema sinfónico Pelleas und Melisande (1903), sobre el texto de Maeterlinck, si bien acrecentaron su fama entre los jóvenes músicos, más afines a la vanguardia. Con la Kammersymphonie (1906) y los Lieder (1909), sobre textos de Stefan George, empezó a acercarse al que sería su lenguaje definitivo, marcado por la atonalidad, la asimetría rítmica y la disolución tímbrica, que desembocarán en el dodecafonismo. Consiguió sus primeros éxitos con los Gurrelieder (1911) y Pierrot Lunaire (1912), a los que siguió una pausa debida a la guerra. Más adelante su obra resurgió con una composición ya totalmente dodecafónica: Quinteto para instrumentos de viento (1924), Tercer cuarteto para cuerda (1927), Variaciones (1926-1928), etc.[131]
  • Anton von Webern: circunscrito a obras de pequeño calibre, no tuvo mucho reconocimiento en vida, si bien su obra fue profundamente vanguardista e innovadora. Más místico y delicuescente que Schönberg, Webern fue un músico dodecafónico profundo: así como Schönberg no serializaba los ritmos, sólo la altura de los sonidos, en cambio Webern sí, destacando las áreas estructurales, con una música desnuda, etérea, atemporal; así como Schönberg tenía una estructura clásica bajo el sistema dodecafónico, Webern creó una música totalmente nueva, sin referencias al pasado. Webern rompió la melodía, cada nota la hacía un instrumento diferente, en una especie de puntillismo musical, en un intento de serialización tímbrica, destacando el espacio antes que el tiempo. Entre sus obras destacan Bagatelas (1913), Trío para cuerdas (1927), La luz de los ojos (1935) y Variaciones para piano (1936).[132]
  • Alban Berg: alumno de Schönberg entre 1904 y 1910, tenía sin embargo un concepto más amplio, complejo y articulado de la forma y el timbre musical que su maestro. En sus inicios estuvo influido por Schumann, Wagner y Brahms, conservando siempre su obra un marcado tono romántico y dramático. Berg usó el dodecafonismo de forma libre, alterando las ortodoxas reglas que puso inicialmente Schönberg, dándole un particular color tonal. Entre sus obras destacan las óperas Wozzeck (1925) y Lulú (1935), además de Suite lírica para cuarteto de cuerda (1926) y Concierto para violín y orquesta (A la memoria de un ángel) (1935).[133]

Con la Nueva Objetividad y su visión más realista y social del arte surgió el concepto de Gebrauchsmusik (música utilitaria), basada en el concepto de consumo de masas para elaborar obras de sencilla construcción y accesibles a todo el mundo. Eran obras de marcado carácter popular, influidas por el cabaret y el jazz, como el Ballet triádico (Triadisches Ballet, 1922) de Oskar Schlemmer, que conjugaba teatro, música, escenografía y coreografía. Uno de sus máximos exponentes fue Paul Hindemith, uno de los primeros compositores en crear bandas sonoras para cine, así como pequeñas piezas para aficionados y colegiales y obras cómicas como Novedades del día (Neues vom Tage, 1929). Otro exponente fue Kurt Weill, colaborador de Brecht en diversas obras como La ópera de tres centavos (Die Dreigroschenoper, 1928), donde la música popular, de aire cabaretero y ritmos bailables, contribuye a distanciar la música del drama y romper la ilusión escénica, acentuando su carácter de ficción.[134]

Ópera

 
Programa de mano de la ópera Jonny spielt auf, de Ernst Krenek.

La ópera expresionista se desarrolló en paralelo a las nuevas vías de investigación llevadas a cabo por la música atonal ideada por Schönberg. El espíritu renovador del cambio de siglo, que llevó a todas las artes a una ruptura con el pasado y a buscar un nuevo impulso creador, condujo a este compositor austríaco a crear un sistema donde todas las notas tienen el mismo valor y la armonía es sustituida por la progresión de tonos. Schönberg compuso dos óperas en ese contexto: Moses und Aron (compuesta desde 1926 e inacabada) y De hoy a mañana (Von Heute auf Morgen, 1930). Pero sin duda la gran ópera del atonalismo fue Wozzeck (1925), de Alban Berg, basada en la obra teatral de Georg Büchner, ópera romántica en cuanto a temática pero de compleja estructura musical, experimentando con todos los recursos musicales disponibles desde el clasicismo hasta la vanguardia, de lo tonal a lo atonal, del recitativo a la música, de la música popular a la música sofisticada de contrapunto disonante. Obra de fuerte expresión psicológica, al tratar de un demente que se ve angustiado por imágenes paranoicas la música se vuelve también demencial, expresando de forma simbólica el interior de una persona desquiciada, los más profundos resquicios del inconsciente. En su segunda ópera, Lulú, basada en dos dramas de Wedekind, Berg abandonó el expresionismo atonal y se pasó al dodecafonismo.[135]

Uno de los principales antecedentes de la ópera expresionista fue Los Marcados (Die Gezeichneten, 1918), de Franz Schreker, ópera de gran complejidad que requería una orquesta de 120 músicos. Basada en un drama renacentista italiano, era una obra de temática sombría y torturada, plenamente inmersa en el espíritu deprimente de la posguerra. La música era innovadora, radical, de sonoridad enigmática, con una coloratura instrumental audaz y brillante. En 1927 Ernst Krenek estrenó su ópera Jonny ataca (Jonny spielt auf), que consiguió un notable éxito y fue la ópera más representada del momento. Con gran influencia del jazz, Krenek experimentó con las principales tendencias musicales de la época: neorromanticismo, neoclasicismo, atonalidad, dodecafonismo, etc. Considerado como “músico degenerado”, en 1938 se refugió en Estados Unidos, al tiempo que los nazis inauguraban la exposición Entartete Musik (Música degenerada) en Düsseldorf –en paralelo a la muestra de arte degenerado, Entartete Kunst–, donde atacaban la música atonal, el jazz y las obras de músicos judíos. Otro gran éxito fue la ópera El milagro de Heliane (Das Wunder der Heliane, 1927), de Erich Wolfgang Korngold, obra de cierto erotismo con una exquisita partitura concebida en escala épica que crea una gran dificultad para los intérpretes. Otras óperas de este autor fueron Die Tote Stadt, Der Ring des Polykrates y Violanta. Con la instauración del Anschluss en 1938, Korngold emigró a Estados Unidos.

Erwin Schulhoff compuso en 1928 su ópera Flammen, versión del clásico Don Juan, con escenografía de Zdeněk Pesánek, pionero del arte cinético. Obra de corte fantástico, se percibe cierta influencia del teatro chino, en el que cabe todo lo inimaginable, produciéndose todo tipo de situaciones paradójicas y absurdas. Schulhoff abandonó así las reglas teatrales aristotélicas vigentes hasta entonces en el teatro y la ópera en aras de un nuevo concepto de puesta en escena, que entiende el teatro como un juego, un espectáculo, una fantasía que desborda la realidad y lleva a un mundo de sueños. Combinando diferentes estilos, Schulhoff se apartó de la tradicional ópera alemana iniciada con Wagner y culminada con el Wozzeck de Berg, acercándose en cambio a la ópera francesa, en obras como el Pelléas et Mélisande de Debussy o el Cristóbal Colón de Milhaud.

Berthold Goldschmidt, profesor de dirección de orquesta de la Berlin Hochschule für Musik, adaptó en 1930 El magnífico cornudo (Der gewaltige Hanrei) de Crommelynck, estrenada en 1932, si bien su condición de judío provocó que fuese inmediatamente retirada, emigrando entonces a Gran Bretaña. Por último, Viktor Ullmann desarrolló su obra en el campo de concentración de Theresienstadt (Terezín), donde los nazis probaron un sistema de “ghetto modelo” para desviar la atención del exterminio de judíos que estaban realizando. Con una gran dosis de autogobierno, los reclusos podían ejercer actividades artísticas, pudiendo así componer su ópera Der Kaiser Von Atlantis (1944). Admirador de Schönberg y de la “atonalidad romántica” de Berg, Ullmann creó una obra de gran riqueza musical inspirada tanto en la tradición como en las principales innovaciones de la música de vanguardia, con una temática relativa a la muerte de gran tradición en la literatura musical alemana. Sin embargo, antes de su estreno fue prohibida por la SS, que encontró cierta similitud entre el protagonista y la figura de Hitler, y el autor fue enviado al campo de Auschwitz para su exterminio.[136]

Danza

 
Ballet ruso (1912), de August Macke, Kunsthalle, Bremen.

La danza expresionista surgió en el contexto de innovación que el nuevo espíritu vanguardista aportó al arte, siendo reflejo como el resto de manifestaciones artísticas de una nueva forma de entender la expresión artística. Como en el resto de disciplinas artísticas, la danza expresionista supuso una ruptura con el pasado –en este caso el ballet clásico–, buscando nuevas formas de expresión basadas en la libertad del gesto corporal, liberado de las ataduras de la métrica y el ritmo, donde cobra mayor relevancia la autoexpresión corporal y la relación con el espacio. En paralelo a la reivindicación naturista que se produjo en el arte expresionista –sobre todo en Die Brücke–, la danza expresionista reivindicó la libertad corporal, a la vez que las nuevas teorías psicológicas de Freud influyeron en una mayor introspección en la mente del artista, lo que se tradujo en un intento de la danza de expresar el interior, de liberar al ser humano de sus represiones.

La danza expresionista coincidió con Der Blaue Reiter en su concepto espiritualista del mundo, intentando captar la esencia de la realidad y trascenderla. Rechazaban el concepto clásico de belleza, lo que se expresa en un dinamismo más abrupto y áspero que el de la danza clásica. A la vez, aceptaban el aspecto más negativo del ser humano, lo que subyace en su inconsciente pero que es parte indisoluble del mismo. La danza expresionista no rehuyó mostrar el lado más oscuro del individuo, su fragilidad, su sufrimiento, su desamparo. Esto se traduce en una corporalidad más contraída, en una expresividad que incluye todo el cuerpo, o incluso en la preferencia por bailar descalzos, lo que supone un mayor contacto con la realidad, con la naturaleza.

A la danza expresionista se la denominó también “danza abstracta”, ya que supuso una liberación del movimiento, alejado de la métrica y el ritmo, paralelo al abandono de la figuración por parte de la pintura, a la vez que su pretensión de expresar mediante el movimiento ideas o estados de ánimo coincidió con la expresión espiritual de la obra abstracta de Kandinski. Sin embargo, la presencia ineludible del cuerpo humano provocó una cierta contradicción en la denominación de una corriente “abstracta” dentro de la danza.[137]

Uno de los máximos teóricos de la danza expresionista fue el coreógrafo Rudolf von Laban, quien creó un sistema que pretendía integrar cuerpo y alma, poniendo énfasis en la energía que emanan los cuerpos, y analizando el movimiento y su relación con el espacio. Los aportes de Laban permitieron a los bailarines una nueva multidireccionalidad en relación al espacio circundante, a la vez que el movimiento se liberó del ritmo, otorgando igual relevancia al silencio que a la música. Laban pretendía igualmente escapar de la gravedad buscando de forma deliberada la pérdida de equilibrio. Asimismo, intentó alejarse del aspecto rígido del ballet clásico promoviendo el movimiento natural y dinámico del bailarín.

La principal musa de la danza expresionista fue la bailarina Mary Wigman, quien estudió con Laban y tuvo estrechos contactos con el grupo Die Brücke, mientras que, durante la Primera Guerra Mundial, se relacionó con el grupo dadaísta de Zúrich. Para ella, la danza era una expresión del interior del individuo, haciendo especial hincapié en la expresividad frente a la forma. Así otorgaba especial importancia a la gestualidad, ligada a menudo a la improvisación, así como al uso de máscaras para acentuar la expresividad del rostro. Sus movimientos eran libres, espontáneos, probando nuevas formas de moverse por el escenario, arrastrándose o deslizándose, o moviendo partes del cuerpo en actitud estática, como en la danza oriental. Se basaba en un principio de tensión-relajación, lo que procuraba mayor dinamismo al movimiento. Creó coreografías realizadas enteramente sin música, a la vez que se liberaba de las ataduras del espacio, que en vez de envolver y atrapar al bailarín se convirtió en una proyección de su movimiento, persiguiendo aquel viejo anhelo romántico de fundirse con el universo.[138]

Después de la guerra, la danza tuvo una época de gran auge, ya que el aumento de un público que buscaba olvidar los desastres de la guerra comportó una gran proliferación de teatros y cabarets. Coreógrafos y bailarines expresionistas comenzaron a viajar por todo el mundo, difundiendo sus logros e ideales y ayudando al crecimiento y consolidación de la danza moderna. Pero la crisis económica y el advenimiento del nazismo llevaron al declive de la danza expresionista. Sin embargo, sus aportaciones siguieron vigentes en la obra de coreógrafos como Kurt Jooss y bailarinas como Pina Bausch, llegando su influencia hasta hoy en día y evidenciando el aporte esencial de la danza expresionista a la danza contemporánea.

Cine

El expresionismo no llegó al cine hasta pasada la Primera Guerra Mundial, cuando ya prácticamente había desaparecido como corriente artística, siendo sustituida por la Nueva Objetividad. Sin embargo, la expresividad emocional y la distorsión formal del expresionismo tuvieron una perfecta traducción al lenguaje cinematográfico, sobre todo gracias al aporte realizado por el teatro expresionista, cuyas innovaciones escénicas fueron adaptadas con gran éxito al cine. El cine expresionista pasó por diversas etapas: del expresionismo puro –llamado a veces “caligarismo”– se pasó a un cierto neorromanticismo (Murnau), y de este al realismo crítico (Pabst, Siodmak, Lupu Pick), para desembocar en el sincretismo de Lang y en el naturalismo idealista del Kammerspielfilm. Entre los principales cineastas expresionistas cabría destacar a Robert Wiene, Paul Wegener, Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang, Georg Wilhelm Pabst, Paul Leni, Josef von Sternberg, Ernst Lubitsch, Karl Grüne, Lupu Pick, Robert Siodmak, Arthur Robison y Ewald André Dupont.

El cine expresionista alemán impuso en la pantalla un estilo subjetivista que ofrecía en imágenes una deformación expresiva de la realidad, traducida en términos dramáticos mediante la distorsión de decorados, maquillajes, etc, y la consiguiente recreación de atmósferas terroríficas o, cuando menos, inquietantes. El cine expresionista se caracterizó por su recurrencia al simbolismo de las formas, deliberadamente distorsionadas con el apoyo de los distintos elementos plásticos. La estética expresionista tomó sus temas de géneros como la fantasía y el terror, reflejo moral del angustioso desequilibrio social y político que agitó la República de Weimar aquellos años. Con fuerte influencia del romanticismo, el cine expresionista reflejó una visión del hombre característica del alma “fáustica” alemana: muestra la naturaleza dual del hombre, su fascinación por el mal, la fatalidad de la vida sujeta a la fuerza del destino. Podemos señalar como finalidad del cine expresionista el traducir simbólicamente, mediante líneas, formas o volúmenes, la mentalidad de los personajes, su estado de ánimo, sus intenciones, de tal manera que la decoración aparezca como la traducción plástica de su drama. Este simbolismo suscitaba reacciones psíquicas más o menos conscientes que orientaban el espíritu del espectador.[139]

El cine alemán contaba con una importante industria desde finales del siglo XIX, siendo Hamburgo la sede de la primera Exposición Internacional de la Industria Cinematográfica en 1908. Sin embargo, antes de la guerra el nivel artístico de sus producciones era más bien bajo, con producciones de signo genérico orientadas al consumo familiar, adscritas al ambiente burgués y conservador de la sociedad guillermina. Tan sólo a partir de 1913 empezaron a realizarse producciones de mayor relieve artístico, con mayor uso de exteriores y mejores decorados, desarrollándose la iluminación y el montaje. Durante la guerra se potenció la producción nacional, con obras tanto de género como de autor, destacando la obra de Paul Wegener, iniciador del cine fantástico, género habitualmente considerado el más típicamente expresionista. En 1917 se creó por orden de Hindenburg –siguiendo una idea del general Ludendorff – la UFA (Universum Film Aktien Gesellschaft), apoyada por el Deutsche Bank y la industria alemana, para promocionar el cine alemán fuera de sus fronteras.[140]​ El sello UFA se caracterizó por una serie de innovaciones técnicas, como la iluminación focal, los efectos especiales –como la sobreimpresión–, los movimientos de cámara –como la “cámara desencadenada”–, el diseño de decorados, etc. Era un cine de estudio, con un marcado componente de preproducción, que aseguraba un claro control del director sobre todo los elementos que incurrían en la película. Por otro lado, su montaje lento y pausado, sus elipsis temporales, creaban una sensación de subjetividad, de introspección psicológica y emocional.[141]

Las primeras obras del cine expresionista se nutrieron de leyendas y antiguas narraciones de corte fantástico y misterioso, cuando no terrorífico y alucinante: El estudiante de Praga (Paul Wegener y Stellan Rye, 1913), sobre un joven que vende su imagen reflejada en los espejos, basada en el Peter Schlemihl de Chamisso; El Golem (Paul Wegener y Henrik Galeen, 1914), sobre un hombre de barro creado por un rabino judío; Homunculus (Otto Rippert, 1916), precursora en los contrastes en blanco y negro, los choques de luz y sombra. El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1919), sobre una serie de asesinatos cometidos por un sonámbulo, se convirtió en la obra maestra del cine expresionista, por la recreación de un ambiente opresivo y angustioso, con decorados de aspecto extrañamente anguloso y geométrico –paredes inclinadas, ventanas en forma de flecha, puertas cuneiformes, chimeneas oblicuas–, iluminación de efectos dramáticos –inspirada en el teatro de Max Reinhardt–, y maquillaje y vestuario que enfatizan el aire misterioso que envuelve toda la película.[139]

Paradójicamente, Caligari fue más el final de un proceso que el inicio de un cine expresionista, pues su carácter experimental era difícilmente asimilable por una industria que buscaba productos más comerciales. Las producciones posteriores continuaron en mayor o menor medida la base argumental de Caligari, con historias generalmente basadas en conflictos familiares y una narración efectuada con flashbacks, y un montaje oblicuo y anacrónico, especulativo, haciendo que el espectador interprete la historia; en cambio, perdieron el espíritu artístico de Caligari, su revolucionaria escenografía, su expresividad visual, a favor de un mayor naturalismo y plasmación más objetiva de la realidad.[142]

Al primer expresionismo, de carácter teatral –el llamado “caligarismo”–, sucedió un nuevo cine –el de Lang, Murnau, Wegener, etc– que se inspiraba más en el romanticismo fantástico, dejando el expresionismo literario o pictórico. Estos autores buscaban una aplicación directa del expresionismo al filme, dejando los decorados artificiales e inspirándose más en la naturaleza. Así surgió el Kammerspielfilm, orientado hacia un estudio naturalista y psicológico de la realidad cotidiana, con personajes normales, pero tomando del expresionismo la simbología de los objetos y la estilización dramática. El Kammerspielfim se basaba en un realismo poético, aplicando a una realidad imaginaria un simbolismo que permite alcanzar el sentido de esa realidad. Su estética se basaba en un respeto, aunque no total, de las unidades de tiempo, lugar y acción, en una gran linealidad y simplicidad argumental, que hacía innecesaria la inserción de rótulos explicativos, y en la sobriedad interpretativa. La simplicidad dramática y el respeto a las unidades permitían crear unas atmósferas cerradas y opresivas, en las que se moverían los protagonistas.

En los años 1920 se produjeron los principales éxitos del cine expresionista alemán: Ana Bolena (Lubitsch, 1920), Las tres luces (Lang, 1921), Nosferatu, el vampiro (Murnau, 1922), Dr. Mabuse, der Spieler-Ein Bild der Zeit (Lang, 1922), Sombras (Robison, 1923), Die Strasse (Grüne, 1923), Sylvester (Pick, 1923), Los Nibelungos (Lang, 1923-1924), El hombre de las figuras de cera (Leni, 1924), Las manos de Orlac (Wiene, 1924), Der Letzte Mann (Murnau, 1924), Bajo la máscara del placer (Pabst, 1925), Tartufo (Murnau, 1925), Varieté (Dupont, 1925), Fausto (Murnau, 1926), El amor de Jeanne Ney (Pabst, 1927), Metrópolis (Lang, 1927), La caja de Pandora (Pabst, 1929), El ángel azul (Sternberg, 1930), M, el vampiro de Düsseldorf (Lang, 1931), etc.

Desde 1927, coincidiendo con la introducción del cine sonoro, un cambio de dirección en la UFA comportó un nuevo rumbo para el cine alemán, de corte más comercial, intentando imitar el éxito conseguido por el cine americano producido en Hollywood. Para entonces la mayoría de directores se habían establecido en Hollywood o Londres, lo que comportó el fin del cine expresionista como tal, sustituido por un cine cada vez más germanista que pronto fue instrumento de propaganda del régimen nazi. Sin embargo, la estética expresionista se incorporó al cine moderno a través de la obra de directores como Carl Theodor Dreyer, John Ford, Carol Reed, Orson Welles o Andrzej Wajda.[143]

Fotografía

La fotografía expresionista se desarrolló principalmente durante la República de Weimar, constituyendo uno de los principales focos de la fotografía europea de vanguardia. La nueva sociedad alemana de posguerra, en su afán casi utópico de regenerar el país tras los desastres de la guerra, recurrió a una técnica relativamente nueva como la fotografía para romper con la tradición burguesa y construir un nuevo modelo social basado en la colaboración entre clases sociales. La fotografía de los años 1920 sería heredera de los fotomontajes antibelicistas creados por los dadaístas durante la contienda, así como aprovecharía la experiencia de fotógrafos procedentes del este que recalaron en Alemania tras la guerra, lo que llevaría a la elaboración de un tipo de fotografía de gran calidad tanto técnica como artística.

Asimismo, en paralelo a la Nueva Objetividad surgida tras la guerra, la fotografía se convirtió en un medio privilegiado de captar la realidad sin ambages, sin manipulación, conjugando la estética con la precisión documental. Los fotógrafos alemanes crearon un tipo de fotografía basada en la nitidez de la imagen y la utilización de la luz como medio expresivo, modelando las formas y destacando las texturas. Este tipo de fotografía tuvo una importante resonancia internacional, generando movimientos paralelos como la photographie pure francesa y la straight photography estadounidense. Cabe remarcar el gran auge durante esta época de la prensa gráfica y las publicaciones, tanto de revistas como de libros ilustrados. La conjunción de fotografía y tipografía llevó a la creación del llamado “foto-tipo”, con un diseño racionalista inspirado en la Bauhaus. También cobró importancia la publicación de libros y revistas especializados en fotografía y diseño gráfico, como Der Querschnitt, Gebrauchsgraphik y Das Deutsche Lichtbild, así como las exposiciones, como la gran muestra Film und Foto, celebrada en 1929 en Stuttgart por iniciativa del Deutscher Werkbund, de la que surgió el ensayo de Franz Roh Foto-Ojo (Foto-Auge).[144]

El más destacado fotógrafo expresionista fue sin duda August Sander: estudiante de pintura, se pasó a la fotografía, abriendo un estudio de retrato en Colonia. Se dedicó principalmente al retrato, creando un proyecto casi enciclopédico que pretendía catalogar de forma objetiva al alemán de la República de Weimar, retratando personajes de cualquier estamento social, partiendo de la premisa de que el individuo es fruto de las circunstancias históricas. En 1929 apareció el primer tomo de El rostro de nuestro tiempo (Antlitz der Zeit), del que no surgieron más al ser vetado por los nazis, a los que no les gustaba la imagen de Alemania captada por Sander, al que destruyeron 40.000 negativos. Los retratos de Sander eran fríos, objetivos, científicos, desapasionados, pero por ese motivo resultaban de una gran elocuencia personal, remarcando su individualidad.[145]

Otros destacados fotógrafos fueron: Karl Blossfeldt, profesor de forja en una escuela de artes aplicadas, en 1890 se inició en la fotografía principalmente para obtener modelos para sus trabajos en metal, especializándose en fotografía de vegetales, recopilando su trabajo en 1928 con el título Formas originales del arte (Urformen der Kunst). Albert Renger-Patzsch estudió química en Dresde, iniciándose en la fotografía, de la que dio clases en la Folkwangschule de Essen. Se especializó en fotografía publicitaria, publicando varios libros sobre el mundo técnico e industrial: en 1927 publicó Die Halligen, sobre paisajes y gentes de la isla de Frisia oriental, y en 1928 El mundo es hermoso (Die Welt ist schön). Hans Finsler, especializado en bodegones, estudió arquitectura e historia del arte, siendo profesor en Halle de 1922 a 1932. Creó en Zúrich el departamento fotográfico de la Kunst Gewerbeschule, donde se formaron numerosos fotógrafos, como Werner Bischof y René Burri. Werner Mantz estudió en la Bayerische Staatslehranstalt für Photographie de Múnich, especializándose en fotografía de arquitectura, ilustrando las principales construcciones del racionalismo. Entre 1937 y 1938 retrató de forma magistral el mundo de los mineros en Maastricht. Willy Zielke, de origen polaco, estudió fotografía en Múnich. Se dedicó principalmente a la evolución social e industrial de Alemania, rodando un documental sobre el paro obrero (Arbeitlos, 1932), que fue prohibido por los nazis.

Véase también

Referencias

  1. Chilvers (2007), p. 334.
  2. Ramírez (1983), p. 757.
  3. Ramírez (1983), p. 758.
  4. Arnaldo (1993), p. 6.
  5. Maldonado (2006), p. 34.
  6. AA.VV.: Brücke. El naixement de l'expressionisme alemany (2005), p. 30-31.
  7. Dempsey (2008), p. 70.
  8. De Micheli (2008), p. 84.
  9. De Micheli (2008), p. 68-69.
  10. De Micheli (2008), p. 79-80.
  11. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 131.
  12. Ramírez (1983), p. 810.
  13. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 135-136.
  14. Hamilton (1997), p. 507-508.
  15. Crepaldi (2002), p. 130.
  16. Chilvers (2007), p. 437.
  17. Bozal (1993), p. 62-64.
  18. Ramírez (1983), p. 768-770.
  19. Ramírez (1983), p. 811-812.
  20. Ramírez (1983), p. 812-813.
  21. Dempsey (2008), p. 73.
  22. Ramírez (1983), p. 879.
  23. Dempsey (2008), p. 80-81.
  24. Dempsey (2008), p. 82.
  25. Lizondo Sevilla, L. (2012). «¿Arquitectura o exposición? Fundamentos de la arquitectura de Mies Van Der Rohe». Universitat Politècnica de Valencia. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  26. Dempsey (2008), p. 83.
  27. Dempsey (2008), p. 114.
  28. Dempsey (2008), p. 126-128.
  29. Dempsey (2008), p. 147-148.
  30. Midant (2004), p. 665.
  31. García Felguera (1993), p. 20.
  32. Hamilton (1997), p. 195.
  33. Hamilton (1997), p. 198-200.
  34. García Felguera (1993), p. 19-20.
  35. Hamilton (1997), p. 505-506.
  36. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 132.
  37. Dube (1997), p. 158-160.
  38. Dube (1997), p. 196-197.
  39. Dempsey (2008), p. 128-129.
  40. García Felguera (1993), p. 13-14.
  41. Elger (2007), p. 15.
  42. Dube (1997), p. 29.
  43. Dempsey (2008), p. 74.
  44. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 54-55.
  45. Dempsey (2008), p. 75.
  46. García Felguera (1993), p. 16-19.
  47. De Micheli (2008), p. 87.
  48. Dube (1997), p. 31.
  49. García Felguera (1993), p. 22.
  50. Dube (1997), p. 33.
  51. Dempsey (2008), p. 77.
  52. Bozal (1993), p. 94-100.
  53. Crepaldi (2002), p. 40.
  54. Crepaldi (2002), p. 28.
  55. García Felguera (1993), p. 20-21.
  56. Crepaldi (2002), p. 22.
  57. Crepaldi (2002), p. 34.
  58. Dempsey (2008), p. 94.
  59. García Felguera (1993), pp. 29-30.
  60. De Micheli (2008), p. 91.
  61. De Micheli (2008), p. 92-94.
  62. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 53.
  63. Bozal (1999), vol. II, p. 249-252.
  64. Dube (1997), p. 101.
  65. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 52.
  66. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 52-53.
  67. Dempsey (2008), p. 290.
  68. García Felguera (1993), p. 34-38.
  69. AA.VV.: Vanguardias artísticas II (1991), p. 25.
  70. García Felguera (1993), p. 38-40.
  71. García Felguera (1993), p. 40.
  72. Ramírez (1983), p. 816.
  73. García Felguera (1993), p. 41-45.
  74. García Felguera (1993), p. 46.
  75. Crepaldi (2002), p. 70.
  76. García Felguera (1993), p. 48.
  77. Crepaldi (2002), p. 52.
  78. Elger (2007), p. 197-198.
  79. Hamilton (1997), p. 232-233.
  80. Elger (2007), p. 177-178.
  81. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 276-277.
  82. De Micheli (2008), p. 108.
  83. García Felguera (1993), p. 80-83.
  84. García Felguera (1993), p. 80.
  85. García Felguera (1993), p. 92.
  86. García Felguera (1993), p. 84-85.
  87. García Felguera (1993), p. 86-87.
  88. Elger (2007), p. 223-225.
  89. García Felguera (1993), p. 24-26.
  90. Hamilton (1997), p. 499-500.
  91. Dempsey (2008), p. 71.
  92. Dube (1997), p. 203.
  93. Elger (2007), p. 127-130.
  94. Elger (2007), p. 199-200.
  95. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 133.
  96. Crepaldi (2002), p. 88.
  97. García Felguera (1993), p. 50.
  98. García Felguera (1993), p. 49.
  99. Hamilton (1997), p. 512-515.
  100. AA.VV.: Vanguardias artísticas I (1991), p. 53.
  101. Dempsey (2008), p. 140-141.
  102. García Felguera (1993), p. 52.
  103. Hamilton (1997), p. 453-457.
  104. Bozal (1993), p. 33-36.
  105. Hamilton (1997), p. 451.
  106. Ramírez (1983), p. 818.
  107. Hamilton (1997), p. 452.
  108. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 135-137.
  109. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 139.
  110. . Archivado desde el original el 13 de septiembre de 2009. Consultado el 8 de agosto de 2009. 
  111. Ramírez (1983), p. 814.
  112. Chilvers (2007), p. 856.
  113. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 137-138.
  114. De Micheli (2008), p. 127-134.
  115. AA.VV.: Diccionario de pintura (1996), p. 137.
  116. «Gustaw Gwozdecki». Consultado el 22 de agosto de 2009. 
  117. Crepaldi (2002), p. 94.
  118. AA.VV.: Brücke. El naixement de l'expressionisme alemany (2005), p. 77-78.
  119. «MUVA - José Cuneo Perinetti». Consultado el 2012. 
  120. Maldonado (2006), p. 33-35.
  121. Maldonado (2006), p. 29-31.
  122. Maldonado (2006), p. 37-40.
  123. De Micheli (2008), p. 110.
  124. Maldonado (2006), p. 101-103.
  125. Maldonado (2006), p. 128-136.
  126. Maldonado (2006), p. 45-48.
  127. Maldonado (2006), p. 137-140.
  128. Salvetti (1986), p. 104-105.
  129. Ramírez (1983), p. 935.
  130. Ramírez (1983), p. 937-938.
  131. Salvetti (1986), p. 108-114.
  132. Salvetti (1986), p. 116-119.
  133. Salvetti (1986), p. 114-116.
  134. Salvetti (1986), p. 128-130.
  135. Salvetti (1986), p. 135-136.
  136. Ignacio Villalba de la Corte. . Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2009. Consultado el 31 de julio de 2009. 
  137. Ana Laura Caruso. «La danza expresionista». Consultado el 25 de julio de 2009. 
  138. Ana Deutsch. «Mary Wigman, el Expresionismo en la danza». Consultado el 11 de febrero de 2018. 
  139. Ramírez (1983), p. 956.
  140. Elsaesser (1997), p. 13-29.
  141. Elsaesser (1997), p. 45-49.
  142. Elsaesser (1997), p. 38-41.
  143. Elsaesser (1997), p. 57-59.
  144. Sougez (2007), p. 321-325.
  145. García Felguera (1993), p. 88.

Bibliografía

  • AA.VV. (2005). Brücke. El naixement de l'expressionisme alemany. Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona. ISBN 84-8043-145-8. 
  • AA.VV. (1996). Diccionario de pintura. Larousse Planeta, Barcelona. ISBN 84-8016-206-6. 
  • AA.VV. (1991). Vanguardias artísticas I. Salvat, Barcelona. ISBN 84-345-5361-9. 
  • AA.VV. (1991). Vanguardias artísticas II. Salvat, Barcelona. ISBN 84-345-5362-7. 
  • Anz, Thomas (2002). Literatur des Expressionismus. Colección Metzler, Stuttgart. ISBN 3-476-10329-3. 
  • Arnaldo, Javier (1993). Las vanguardias históricas (1). Historia 16, Madrid. 
  • Bogner, Ralf Georg (1985). Einführung in die Literatur des Expressionismus. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. ISBN 3-476-00575-5. 
  • Bozal, Valeriano (y otros) (2000). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vol. I). Visor, Madrid. ISBN 84-7774-580-3. 
  • Bozal, Valeriano (1993). Los orígenes del arte del siglo XX. Historia 16, Madrid. 
  • Chilvers, Ian (2007). Diccionario de arte. Alianza Editorial, Barcelona. ISBN 978-84-206-6170-4. 
  • Crepaldi, Gabriele (2002). Expresionistas. Electa, Madrid. ISBN 84-8156-330-7. 
  • De Micheli, Mario (2008). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Editorial, Barcelona. ISBN 978-84-206-7883-2. 
  • Dempsey, Amy (2008). Estilos, escuelas y movimientos. Blume, Barcelona. ISBN 978-84-9801-339-9. 
  • Dube, Wolf-Dieter (1997). Los Expresionistas. Destino, Barcelona. ISBN 84-233-2909-7. 
  • Eisner, Lotte H. (1996). La pantalla demoníaca. Cátedra, Madrid. ISBN 84-376-0776-0. 
  • Elger, Dietmar (2007). Expresionismo. Taschen, Köln. ISBN 978-3-8228-3163-2. 
  • Elsaesser, Thomas (y otros) (1997). Historia General del Cine, vol. V, Europa y Asia (1918-1930). Cátedra, Madrid. ISBN 84-376-1540-2. 
  • García Felguera, María de los Santos (1993). Las vanguardias históricas (2). Historia 16, Madrid. 
  • Hamilton, George Heard (1997). Pintura y escultura en Europa, 1880-1940. Cátedra, Madrid. ISBN 84-376-0230-0. 
  • Kracauer, Siegfried (1985). De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Paidos, Barcelona. ISBN 84-7509-336-1. 
  • Maldonado Alemán, Manuel (2006). El Expresionismo y las vanguardias en la literatura alemana. Síntesis, Madrid. ISBN 84-9756-337-9. 
  • Midant, Jean-Paul (2004). Diccionario Akal de la Arquitectura del siglo XX. Akal, Madrid. ISBN 84-460-1747-4. 
  • Ramírez Domínguez, Juan Antonio (y otros) (1983). Historia del Arte. Anaya, Madrid. ISBN 84-207-1408-9. 
  • Rodríguez Ruiz, Delfín (1993). La arquitectura del siglo XX. Historia 16, Madrid. 
  • Salvetti, Guido (1986). Historia de la Música, 10: El siglo XX, 1ª parte. Turner, Madrid. ISBN 84-7506-166-4. 
  • Sánchez Biosca, Vicente (1990). Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1918-1933. Verdoux, Madrid. ISBN 84-404-7227-7. 
  • Sapper, Theodor (1974). Alle Glocken dieser Erde. Expressionistische Dichtung aus dem Donauraum. Europaverlag Wissenschaft, Viena. ISBN 3-203-50494-4. 
  • Sougez, Marie-Loup (2007). Historia general de la fotografía. Cátedra, Madrid. ISBN 978-84-376-2344-3. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q80113
  •   Multimedia: Expressionism

expresionismo, expresionismo, movimiento, cultural, surgido, alemania, principios, siglo, plasmó, gran, número, campos, artes, plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, primera, manifestación, terreno, pintura, coincidiendo,. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX que se plasmo en un gran numero de campos artes plasticas arquitectura literatura musica cine teatro danza fotografia etc Su primera manifestacion fue en el terreno de la pintura coincidiendo en el tiempo con la aparicion del fauvismo frances hecho que convirtio a ambos movimientos artisticos en los primeros exponentes de las llamadas vanguardias historicas Mas que un estilo con caracteristicas propias comunes fue un movimiento heterogeneo una actitud y una forma de entender el arte que aglutino a diversos artistas de tendencias muy diversas y diferente formacion y nivel intelectual Surgido como reaccion al impresionismo frente al naturalismo y el caracter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX los expresionistas defendian un arte mas personal e intuitivo donde predominase la vision interior del artista la expresion frente a la plasmacion de la realidad la impresion Franzi ante una silla tallada 1910 de Ernst Ludwig Kirchner Museo Thyssen Bornemisza Madrid El expresionismo suele ser entendido como la deformacion de la realidad para expresar de forma mas subjetiva la naturaleza y el ser humano dando primacia a la expresion de los sentimientos mas que a la descripcion objetiva de la realidad Entendido de esta forma el expresionismo es extrapolable a cualquier epoca y espacio geografico Asi a menudo se ha calificado de expresionista la obra de diversos autores como Matthias Grunewald Pieter Brueghel el Viejo El Greco o Francisco de Goya Algunos historiadores para distinguirlo escriben expresionismo en minusculas como termino generico y Expresionismo en mayusculas para el movimiento aleman 1 Con sus colores violentos y su tematica de soledad y de miseria el expresionismo reflejo la amargura que invadio a los circulos artisticos e intelectuales de la Alemania prebelica asi como de la Primera Guerra Mundial 1914 1918 y del periodo de entreguerras 1918 1939 Esa amargura provoco un deseo vehemente de cambiar la vida de buscar nuevas dimensiones a la imaginacion y de renovar los lenguajes artisticos El expresionismo defendia la libertad individual la primacia de la expresion subjetiva el irracionalismo el apasionamiento y los temas prohibidos lo morboso demoniaco sexual fantastico o pervertido Intento reflejar una vision subjetiva una deformacion emocional de la realidad a traves del caracter expresivo de los medios plasticos que cobraron una significacion metafisica abriendo los sentidos al mundo interior Entendido como una genuina expresion del alma alemana su caracter existencialista su anhelo metafisico y la vision tragica del ser humano en el mundo le hicieron reflejo de una concepcion existencial liberada al mundo del espiritu y a la preocupacion por la vida y la muerte concepcion que se suele calificar de nordica por asociarse al temperamento que topicamente se identifica con el estereotipo de los paises del norte de Europa Fiel reflejo de las circunstancias historicas en que se desarrollo el expresionismo revelo el lado pesimista de la vida la angustia existencial del individuo que en la sociedad moderna industrializada se ve alienado aislado Asi mediante la distorsion de la realidad pretendian impactar al espectador llegar a su lado mas emotivo e interior El expresionismo no fue un movimiento homogeneo sino de gran diversidad estilistica hay un expresionismo modernista Munch fauvista Rouault cubista y futurista Die Brucke surrealista Klee abstracto Kandinski etc Aunque su mayor centro de difusion se dio en Alemania tambien se percibe en otros artistas europeos Modigliani Chagall Soutine Permeke y americanos Orozco Rivera Siqueiros Portinari En Alemania se organizo principalmente en torno a dos grupos Die Brucke fundado en 1905 y Der Blaue Reiter fundado en 1911 aunque hubo algunos artistas no adscritos a ningun grupo Despues de la Primera Guerra Mundial aparecio la llamada Nueva Objetividad que si bien surgio como rechazo al individualismo expresionista defendiendo un caracter mas social del arte su distorsion formal y su colorido intenso les hacen herederos directos de la primera generacion expresionista Indice 1 Definicion 2 Origenes e influencias 3 Arquitectura 3 1 Deutscher Werkbund 3 2 Escuela de Amsterdam 3 3 Arbeitsrat fur Kunst 3 4 Der Ring 3 5 Neues Bauen 4 Escultura 5 Pintura 5 1 Die Brucke 5 2 Der Blaue Reiter 5 3 Neue Sachlichkeit 5 4 Otros artistas 5 5 El grupo de Viena 5 6 Escuela de Paris 5 7 Otros paises 6 Literatura 6 1 Narrativa 6 2 Poesia 6 3 Teatro 7 Musica 8 opera 9 Danza 10 Cine 11 Fotografia 12 Vease tambien 13 Referencias 14 Bibliografia 15 Enlaces externosDefinicion Editar Ecce homo 1925 de Lovis Corinth Pinacoteca de Basilea La transicion del siglo XIX al XX comporto numerosos cambios politicos sociales y culturales Por una parte el auge politico y economico de la burguesia que vivio en las ultimas decadas del siglo XIX la Belle Epoque un momento de gran esplendor reflejado en el modernismo movimiento artistico puesto al servicio del lujo y la ostentacion desplegados por la nueva clase dirigente Sin embargo los procesos revolucionarios efectuados desde la Revolucion francesa el ultimo en 1871 la fracasada Comuna de Paris y el temor a que se repitiesen llevaron a las clases politicas a hacer una serie de concesiones como las reformas laborales los seguros sociales y la ensenanza basica obligatoria Asi el descenso del analfabetismo comporto un aumento de los medios de comunicacion y una mayor difusion de los fenomenos culturales que adquirieron mayor alcance y mayor rapidez de difusion surgiendo la cultura de masas 2 Por otro lado los avances tecnicos especialmente en el terreno del arte la aparicion de la fotografia y el cine llevaron al artista a plantearse la funcion de su trabajo que ya no consistia en imitar a la realidad pues las nuevas tecnicas lo hacian de forma mas objetiva facil y reproducible Igualmente las nuevas teorias cientificas llevaron a los artistas a cuestionarse la objetividad del mundo que percibimos la teoria de la relatividad de Einstein el psicoanalisis de Freud y la subjetividad del tiempo de Bergson provocaron que el artista se alejase cada vez mas de la realidad Asi la busqueda de nuevos lenguajes artisticos y nuevas formas de expresion comporto la aparicion de los movimientos de vanguardia que supusieron una nueva relacion del artista con el espectador los artistas vanguardistas buscaban integrar el arte con la vida con la sociedad hacer de su obra una expresion del inconsciente colectivo de la sociedad que representa A la vez la interaccion con el espectador provoca que este se involucre en la percepcion y comprension de la obra asi como en su difusion y mercantilizacion factor que llevara a un mayor auge de las galerias de arte y de los museos 3 El expresionismo forma parte de las llamadas vanguardias historicas es decir las producidas desde los primeros anos del siglo XX en el ambiente previo a la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial 1945 Esta denominacion incluye ademas al fauvismo el cubismo el futurismo el constructivismo el neoplasticismo el dadaismo el surrealismo etc La vanguardia esta intimamente ligada al concepto de modernidad caracterizado por el fin del determinismo y de la supremacia de la religion sustituidos por la razon y la ciencia el objetivismo y el individualismo la confianza en la tecnologia y el progreso en las propias capacidades del ser humano Asi los artistas pretenden ponerse al frente del progreso social expresar mediante su obra la evolucion del ser humano contemporaneo 4 El termino expresionismo fue utilizado por primera vez por el pintor frances Julien Auguste Herve que utilizo la palabra expressionisme para designar una serie de cuadros presentados en el Salon de los Independientes de Paris en 1901 en contraposicion al impresionismo El termino aleman Expressionismus fue adaptado directamente del frances ya que la expresion en aleman es Ausdruck empleandose por primera vez en el catalogo de la XXII Exposicion de la Secesion de Berlin en 1911 que incluia tanto obras de artistas alemanes como franceses En literatura fue aplicado por primera vez en 1911 por el critico Kurt Hiller 5 Posteriormente el termino expresionismo fue difundido por el escritor Herwarth Walden editor de la revista Der Sturm La tormenta que se convirtio en el principal centro difusor del expresionismo aleman Walden aplico inicialmente el termino a todas las vanguardias surgidas entre 1910 y 1920 En cambio la aplicacion del termino expresionismo ligado exclusivamente al arte aleman de vanguardia fue idea de Paul Fechter en su libro Der Expressionismus 1914 que siguiendo las teorias de Worringer relaciono las nuevas manifestaciones artisticas como una expresion del alma colectiva alemana 6 Tirol 1914 de Franz Marc Staatsgalerie Moderner Kunst Munich El expresionismo surgio como reaccion al impresionismo asi como los impresionistas plasmaban en el lienzo una impresion del mundo circundante un simple reflejo de los sentidos los expresionistas pretendian reflejar su mundo interior una expresion de sus propios sentimientos Asi los expresionistas emplearon la linea y el color de un modo temperamental y emotivo de fuerte contenido simbolico Esta reaccion frente al impresionismo supuso una fuerte ruptura con el arte elaborado por la generacion precedente convirtiendo al expresionismo en un sinonimo del arte moderno durante los primeros anos del siglo XX 7 El expresionismo supuso un nuevo concepto del arte entendido como una forma de captar la existencia de traslucir en imagenes el sustrato que subyace bajo la realidad aparente de reflejar lo inmutable y eterno del ser humano y la naturaleza Asi el expresionismo fue el punto de partida de un proceso de transmutacion de la realidad que cristalizo en el expresionismo abstracto y el informalismo Los expresionistas utilizaban el arte como una forma de reflejar sus sentimientos su estado animico propenso por lo general a la melancolia a la evocacion a un decadentismo de corte neorromantico Asi el arte era una experiencia catartica donde se purificaban los desahogos espirituales la angustia vital del artista 8 En la genesis del expresionismo un factor fundamental fue el rechazo al positivismo al progreso cientificista a la creencia en las posibilidades ilimitadas del ser humano basadas en la ciencia y la tecnica En cambio se empezo a generar un nuevo clima de pesimismo de escepticismo de descontento de critica de perdida de valores Se vislumbraba una crisis en el desarrollo humano que efectivamente se vio confirmada con el estallido de la Primera Guerra Mundial 9 Tambien cabe destacar en Alemania el rechazo al regimen imperialista de Guillermo II por parte de una minoria intelectual ahogada por el militarismo pangermanista del kaiser Estos factores propiciaron un caldo de cultivo en el que progresivamente se fue gestando el expresionismo cuyas primeras manifestaciones se produjeron en el terreno de la literatura Frank Wedekind denuncio en sus obras la moral burguesa frente a la que oponia la libertad pasional de los instintos Georg Trakl se evadio de la realidad refugiandose en un mundo espiritual creado por el artista Heinrich Mann fue quien mas directamente denuncio la sociedad guillermina 10 La aparicion del expresionismo en un pais como Alemania no fue un hecho aleatorio sino que se explica por el profundo estudio dedicado al arte durante el siglo XIX por los filosofos artistas y teoricos alemanes desde el romanticismo y las multiples aportaciones al campo de la estetica de personajes como Wagner y Nietzsche hasta la estetica cultural y la obra de autores como Konrad Fiedler Para enjuiciar obras de arte visual 1876 Theodor Lipps Estetica 1903 1906 y Wilhelm Worringer Abstraccion y empatia 1908 Esta corriente teorica dejo una profunda huella en los artistas alemanes de finales del siglo XIX y principios del XX centrada sobre todo en la necesidad de expresarse del artista la innerer Drang o necesidad interior principio que asumio posteriormente Kandinski asi como la constatacion de una ruptura entre el artista y el mundo exterior el ambiente que lo envuelve hecho que lo convierte en un ser introvertido y alienado de la sociedad Tambien influyo el cambio producido en el ambiente cultural de la epoca que se alejo del gusto clasico grecorromano para admirar el arte popular primitivo y exotico sobre todo de Africa Oceania y Extremo Oriente asi como el arte medieval y la obra de artistas como Grunewald Brueghel y El Greco 11 El jinete circense 1913 de Ernst Ludwig Kirchner Pinakothek der Moderne Munich En Alemania el expresionismo fue mas un concepto teorico una propuesta ideologica que no un programa artistico colectivo si bien se aprecia un sello estilistico comun a todos sus miembros Frente al academicismo imperante en los centros artisticos oficiales los expresionistas se agruparon en torno a diversos centros de difusion del nuevo arte especialmente en ciudades como Berlin Colonia Munich Hannover y Dresde Asimismo su labor difusora a traves de publicaciones galerias y exposiciones ayudaron a extender el nuevo estilo por toda Alemania y mas tarde toda Europa 7 Fue un movimiento heterogeneo que aparte de la diversidad de sus manifestaciones realizadas en diversos lenguajes y medios artisticos presento numerosas diferencias e incluso contradicciones en su seno con gran divergencia estilistica y tematica entre los diversos grupos que surgieron a lo largo del tiempo e incluso entre los propios artistas que los integraban Incluso los limites cronologicos y geograficos de esta corriente son imprecisos si bien la primera generacion expresionista Die Brucke Der Blaue Reiter fue la mas emblematica la Nueva Objetividad y la exportacion del movimiento a otros paises supuso su continuidad en el tiempo al menos hasta la Segunda Guerra Mundial geograficamente si bien el centro neuralgico de este estilo se situo en Alemania pronto se extendio a otros paises europeos e incluso del continente americano 12 Despues de la Primera Guerra Mundial el expresionismo paso en Alemania de la pintura al cine y el teatro que utilizaban el estilo expresionista en sus decorados pero de forma puramente estetica desprovista de su significado original de la subjetividad y el desgarramiento propios de los pintores expresionistas que se convirtieron paradojicamente en artistas malditos 13 Con el advenimiento del nazismo el expresionismo fue considerado como arte degenerado Entartete Kunst relacionandolo con el comunismo y tachandolo de inmoral y subversivo al tiempo que consideraron que su fealdad e inferioridad artistica eran un signo de la decadencia del arte moderno el decadentismo por su parte habia sido un movimiento artistico que tuvo cierto desarrollo En 1937 se organizo una exposicion en el Hofgarten de Munich con el titulo precisamente de Arte degenerado con el objetivo de denostarlo y mostrar al publico la baja calidad del arte producido en la Republica de Weimar Para tal fin fueron confiscadas unas 16 500 obras de diversos museos no solo de artistas alemanes sino de extranjeros como Gauguin Van Gogh Munch Matisse Picasso Braque Chagall etc La mayoria de esas obras fueron vendidas posteriormente a galeristas y marchantes sobre todo en una gran subasta celebrada en Lucerna en 1939 aunque unas 5000 de esas obras fueron directamente destruidas en marzo de 1939 suponiendo un notable perjuicio para el arte aleman 14 Tras la Segunda Guerra Mundial el expresionismo desaparecio como estilo si bien ejercio una poderosa influencia en muchas corrientes artisticas de la segunda mitad de siglo como el expresionismo abstracto norteamericano Jackson Pollock Mark Rothko Willem de Kooning el informalismo Jean Fautrier Jean Dubuffet el grupo CoBrA Karel Appel Asger Jorn Corneille Pierre Alechinsky y el neoexpresionismo aleman directamente heredero de los artistas de Die Brucke y Der Blaue Reiter lo que queda patente en su nombre y artistas individuales como Francis Bacon Antonio Saura Bernard Buffet Nicolas de Stael Horst Antes etc 15 Origenes e influencias Editar La Crucifixion tabla central del Retablo de Isenheim 1512 1516 de Matthias Grunewald Museo de Unterlinden Colmar Aunque se conoce principalmente por expresionismo al movimiento artistico desarrollado en Alemania a principios del siglo XX muchos historiadores y criticos de arte tambien emplean este termino de forma mas generica para describir el estilo de gran variedad de artistas a lo largo de toda la Historia Entendido como la deformacion de la realidad para buscar una expresion mas emocional y subjetiva de la naturaleza y del ser humano el expresionismo es pues extrapolable a cualquier epoca y espacio geografico Asi a menudo se ha calificado de expresionista la obra de diversos autores como El Bosco Matthias Grunewald Quentin Metsys Pieter Brueghel el Viejo El Greco Francisco de Goya Honore Daumier etc 1 La iglesia de Auvers sur Oise 1890 de Vincent Van Gogh Musee d Orsay Paris Las raices del expresionismo se encuentran en estilos como el simbolismo y el postimpresionismo asi como en los Nabis y en artistas como Paul Cezanne Paul Gauguin y Vincent Van Gogh Asimismo tienen puntos de contacto con el neoimpresionismo y el fauvismo por su experimentacion con el color 7 Los expresionistas recibieron numerosas influencias en primer lugar la del arte medieval especialmente el gotico aleman De signo religioso y caracter trascendente el arte medieval ponia enfasis en la expresion no en las formas las figuras tenian poca corporeidad perdiendo interes por la realidad las proporciones la perspectiva En cambio acentuaba la expresion sobre todo en la mirada los personajes se simbolizaban mas que se representaban Asi los expresionistas se inspiraron en los principales artistas del gotico aleman desarrollado a traves de dos escuelas fundamentales el estilo internacional finales del siglo XIV primera mitad del XV representado por Conrad Soest y Stefan Lochner y el estilo flamenco segunda mitad del siglo XV desarrollado por Konrad Witz Martin Schongauer y Hans Holbein el Viejo Tambien se inspiraron en la escultura gotica alemana que destaco por su gran expresividad con nombres como Veit Stoss y Tilman Riemenschneider Otro punto de referencia fue Matthias Grunewald pintor tardomedieval que aunque conocio las innovaciones del Renacimiento siguio en una linea personal caracterizada por la intensidad emocional una expresiva distorsion formal y un intenso colorido incandescente como en su obra maestra el Retablo de Isenheim 16 El grito 1893 de Edvard Munch Galeria Nacional de Noruega Otro de los referentes del arte expresionista fue el arte primitivo especialmente el de Africa y Oceania difundido desde finales del siglo XIX por los museos etnograficos Las vanguardias artisticas encontraron en el arte primitivo una mayor libertad de expresion originalidad nuevas formas y materiales una nueva concepcion del volumen y el color asi como una mayor trascendencia del objeto ya que en estas culturas no eran simples obras de arte sino que tenian una finalidad religiosa magica totemica votiva suntuaria etc Son objetos que expresan una comunicacion directa con la naturaleza asi como con las fuerzas espirituales con cultos y rituales sin ningun tipo de mediacion o interpretacion 17 La entrada de Cristo a Bruselas 1889 de James Ensor Museo Getty Los Angeles Pero su mayor inspiracion provino del postimpresionismo especialmente de la obra de tres artistas Paul Cezanne que comenzo un proceso de desfragmentacion de la realidad en formas geometricas que desemboco en el cubismo reduciendo las formas a cilindros conos y esferas y disolviendo el volumen a partir de los puntos mas esenciales de la composicion Colocaba el color por capas imbricando unos colores con otros sin necesidad de lineas trabajando con manchas No utilizaba la perspectiva sino que la superposicion de tonos calidos y frios daban sensacion de profundidad En segundo lugar Paul Gauguin que aporto una nueva concepcion entre el plano pictorico y la profundidad del cuadro a traves de colores planos y arbitrarios que tienen un valor simbolico y decorativo con escenas de dificil clasificacion situadas entre la realidad y un mundo onirico y magico Su estancia en Tahiti provoco que su obra derivase a un cierto primitivismo con influencia del arte oceanico reflejando el mundo interior del artista en vez de imitar la realidad Por ultimo Vincent Van Gogh elaboraba su obra segun criterios de exaltacion animica caracterizandose por la falta de perspectiva la inestabilidad de los objetos y colores que rozan la arbitrariedad sin imitar la realidad sino que provienen del interior del artista Debido a su fragil salud mental sus obras son reflejo de su estado de animo depresivo y torturado lo que se refleja en obras de pinceladas sinuosas y colores violentos 18 En ultima instancia cabe remarcar la influencia de dos artistas que los expresionistas consideraron como precedentes inmediatos el noruego Edvard Munch influido en sus inicios por el impresionismo y el simbolismo pronto derivo hacia un estilo personal que seria fiel reflejo de su interior obsesivo y torturado con escenas de ambiente opresivo y enigmatico centradas en el sexo la enfermedad y la muerte caracterizadas por la sinuosidad de la composicion y un colorido fuerte y arbitrario Las imagenes angustiosas y desesperadas de Munch como en El grito 1893 paradigma de la soledad y la incomunicacion fueron uno de los principales puntos de arranque del expresionismo 19 Igual de influyente fue la obra del belga James Ensor que recogio la gran tradicion artistica de su pais en especial Brueghel con preferencia por temas populares traduciendolo en escenas enigmaticas e irreverentes de caracter absurdo y burlesco con un sentido del humor acido y corrosivo centrado en figuras de vagabundos borrachos esqueletos mascaras y escenas de carnaval Asi La entrada de Cristo a Bruselas representa la Pasion de Jesus en medio de un desfile de carnaval obra que causo un gran escandalo en su momento 20 Arquitectura EditarArticulo principal Arquitectura expresionista Goetheanum 1923 de Rudolf Steiner Dornach La arquitectura expresionista se desarrollo principalmente en Alemania Paises Bajos Austria Checoslovaquia y Dinamarca Se caracterizo por el uso de nuevos materiales suscitado en ocasiones por el uso de formas biomorficas o por la ampliacion de posibilidades ofrecida por la fabricacion en masa de materiales de construccion como el ladrillo el acero o el vidrio Muchos arquitectos expresionistas combatieron en la Primera Guerra Mundial y su experiencia combinada con los cambios politicos y sociales producto de la Revolucion alemana de 1918 desembocaron en perspectivas utopicas y un programa socialista romantico La arquitectura expresionista recibio la influencia del modernismo sobre todo de la obra de arquitectos como Henry van de Velde Joseph Maria Olbrich y Antoni Gaudi De caracter fuertemente experimental y utopico las realizaciones de los expresionistas destacan por su monumentalidad el empleo del ladrillo y la composicion subjetiva que otorga a sus obras cierto aire de excentricidad 21 Un aporte teorico a la arquitectura expresionista fue el ensayo Arquitectura de cristal 1914 de Paul Scheerbart donde ataca el funcionalismo por su falta de artisticidad y defiende la sustitucion del ladrillo por el cristal Vemos asi por ejemplo el Pabellon de Cristal de la Exposicion de Colonia de 1914 de Bruno Taut autor que tambien plasmo su ideario por escrito Arquitectura alpina 1919 22 La arquitectura expresionista se desarrollo en diversos grupos como la Deutscher Werkbund Arbeitsrat fur Kunst Der Ring y Neues Bauen vinculado este ultimo a la Nueva Objetividad tambien cabe destacar la Escuela de Amsterdam Los principales arquitectos expresionistas fueron Bruno Taut Walter Gropius Erich Mendelsohn Hans Poelzig Hermann Finsterlin Fritz Hoger Hans Scharoun y Rudolf Steiner Deutscher Werkbund Editar Pabellon de Cristal para la Exposicion de Colonia de 1914 de Bruno Taut La Deutscher Werkbund Federacion alemana del trabajo fue el primer movimiento arquitectonico relacionado con el expresionismo producido en Alemania Fundada en Munich el 9 de octubre de 1907 por Hermann Muthesius Friedrich Naumann y Karl Schmidt incorporo posteriormente a figuras como Walter Gropius Bruno Taut Hans Poelzig Peter Behrens Theodor Fischer Josef Hoffmann Wilhelm Kreis Adelbert Niemeyer Richard Riemerschmid y Bruno Paul Heredera del Jugendstil y de la Sezession vienesa e inspirada en el movimiento Arts and Crafts su objetivo era la integracion de arquitectura industria y artesania a traves del trabajo profesional la educacion y la publicidad asi como introducir el diseno arquitectonico en la modernidad y conferirle un caracter industrial Las principales caracteristicas del movimiento fueron el uso de nuevos materiales como el vidrio y el acero la importancia del diseno industrial y el funcionalismo decorativo 23 La Deutscher Werkbund organizo diversas conferencias publicadas posteriormente en forma de anuarios como El arte en la industria y el comercio 1913 y El transporte 1914 Asimismo en 1914 celebraron una exposicion en Colonia que obtuvo un gran exito y difusion internacional destacando el pabellon de vidrio y acero disenado por Bruno Taut El exito de la exposicion provoco un gran auge del movimiento que paso de tener 491 miembros en 1908 a 3000 en 1929 24 Durante la Primera Guerra Mundial estuvo a punto de desaparecer pero resurgio en 1919 tras una convencion en Stuttgart donde fue elegido presidente Hans Poelzig sustituido en 1921 por Riemerschmidt Durante esos anos se produjeron varias controversias sobre si debia primar mas el diseno industrial o el artistico produciendose diversas disensiones en el grupo En los anos 1920 el movimiento derivo del expresionismo y la artesania al funcionalismo y la industria incorporando nuevos miembros como Lilly Reich primera mujer en el directorio y Ludwig Mies van der Rohe 25 Se edito una nueva revista Die Form 1922 1934 que difundio las nuevas ideas del grupo centradas en el aspecto social de la arquitectura y en el desarrollo urbanistico En 1927 celebraron una nueva exposicion en Stuttgart construyendo una gran colonia de viviendas la Weissenhofsiedlung con diseno de Mies van der Rohe y edificios construidos por Gropius Behrens Poelzig Taut etc junto a arquitectos de fuera de Alemania como Jacobus Johannes Pieter Oud Le Corbusier y Victor Bourgeois Esta muestra fue uno de los puntos de partida del nuevo estilo arquitectonico que empezaba a surgir conocido como estilo internacional o racionalismo La Deutscher Werkbund se disolvio en 1934 debido principalmente a la crisis economica y al nazismo Su espiritu influyo enormemente en la Bauhaus e inspiro la fundacion de organismos parecidos en otros paises como Suiza Austria Suecia y Gran Bretana 26 Escuela de Amsterdam Editar Paralelamente a la Deutscher Werkbund alemana entre 1915 y 1930 se desarrollo una notable escuela arquitectonica de caracter expresionista en Amsterdam Paises Bajos Influidos por el modernismo principalmente Henry van de Velde y Antoni Gaudi y por Hendrik Petrus Berlage se inspiraron en las formas naturales con edificios de diseno imaginativo donde predomina el uso del ladrillo y el hormigon Sus principales miembros fueron Michel de Klerk Piet Kramer y Johan van der Mey que trabajaron de forma conjunta infinidad de veces contribuyendo en gran manera al desarrollo urbanistico de Amsterdam con un estilo organico inspirado en la arquitectura tradicional neerlandesa destacando las superficies onduladas Sus principales obras fueron el Scheepvaarthuis Van der Mey 1911 1916 y el Eigen Haard Estate De Klerk 1913 1920 27 Arbeitsrat fur Kunst Editar Torre Einstein 1919 22 de Erich Mendelsohn Potsdam El Arbeitsrat fur Kunst Consejo de trabajadores del arte fue fundado en 1918 en Berlin por el arquitecto Bruno Taut y el critico Adolf Behne Surgido tras el fin de la Primera Guerra Mundial su objetivo era la creacion de un grupo de artistas que pudiese influir en el nuevo gobierno aleman con vistas a la regeneracion de la arquitectura nacional con un claro componente utopico Sus obras destacan por el uso del vidrio y el acero asi como por las formas imaginativas y cargadas de un intenso misticismo Enseguida captaron miembros provenientes de la Deutscher Werkbund como Walter Gropius Erich Mendelsohn Otto Bartning y Ludwig Hilberseimer y contaron con la colaboracion de otros artistas como los pintores Lyonel Feininger Erich Heckel Karl Schmidt Rottluff Emil Nolde y Max Pechstein y los escultores Georg Kolbe Rudolf Belling y Gerhard Marcks Esta variedad se explica porque las aspiraciones del grupo eran mas politicas que artisticas pretendiendo influir en las decisiones del nuevo gobierno en torno al arte y la arquitectura Sin embargo tras los sucesos de enero de 1919 relacionados con la Liga Espartaquista el grupo renuncio a sus fines politicos dedicandose a organizar exposiciones Taut dimitio como presidente siendo sustituido por Gropius aunque finalmente se disolvieron el 30 de mayo de 1921 28 Der Ring Editar Chilehaus 1923 de Fritz Hoger Hamburgo El grupo Der Ring El circulo fue fundado en Berlin en 1923 por Bruno Taut Ludwig Mies van der Rohe Peter Behrens Erich Mendelsohn Otto Bartning Hugo Haring y varios arquitectos mas a los que pronto se anadieron Walter Gropius Ludwig Hilberseimer Hans Scharoun Ernst May Hans y Wassili Luckhardt Adolf Meyer Martin Wagner etc Su objetivo era al igual que en los movimientos precedentes renovar la arquitectura de su epoca poniendo especial enfasis en los aspectos sociales y urbanisticos asi como en la investigacion en nuevos materiales y tecnicas de construccion Entre 1926 y 1930 desarrollaron una notable labor de construccion de viviendas sociales en Berlin con casas que destacan por el aprovechamiento de la luz natural y su ubicacion en zonas verdes destacando la Hufeisensiedlung Colonia de la Herradura 1925 1930 de Taut y Wagner Der Ring desaparecio en 1933 tras el advenimiento del nazismo 29 Neues Bauen Editar Neues Bauen Nueva construccion fue el nombre que se dio en arquitectura a la Nueva Objetividad reaccion directa a los excesos estilisticos de la arquitectura expresionista y el cambio en el estado de animo nacional en el que predominaba el componente social sobre el individual Arquitectos como Bruno Taut Erich Mendelsohn y Hans Poelzig se volvieron hacia el enfoque sencillo funcional y practico de la Nueva Objetividad La Neues Bauen florecio en el breve periodo entre la adopcion del plan Dawes y el auge del nazismo abarcando exposiciones publicas como el Weissenhofsiedlung el amplio planeamiento urbano y proyectos de promociones publicas de Taut y Ernst May y los influyentes experimentos de la Bauhaus 30 Escultura EditarArticulo principal Escultura expresionista El espiritu guerrero 1928 de Ernst Barlach St Nikolai Kiel La escultura expresionista no tuvo un sello estilistico comun siendo el producto individual de varios artistas que reflejaron en su obra o bien la tematica o bien la distorsion formal propias del expresionismo Destacan especialmente tres nombres Ernst Barlach inspirado en el arte popular ruso tras un viaje al pais eslavo en 1906 y la escultura medieval alemana asi como en Brueghel y El Bosco sus obras tienen cierto aire caricaturesco trabajando mucho el volumen la profundidad y la articulacion del movimiento Desarrollo dos tematicas principales lo popular costumbres cotidianas escenas campesinas y sobre todo despues de la guerra el miedo la angustia el terror No imitaba la realidad sino que creaba una realidad nueva jugando con las lineas quebradas y los angulos con anatomias distanciadas del naturalismo tendiendo a la geometrizacion Trabajo preferentemente en madera y yeso que en ocasiones pasaba posteriormente al bronce Entre sus obras destacan El fugitivo 1920 1925 El vengador 1922 La muerte en la vida 1926 El flautista 1928 El bebedor 1933 Vieja friolera 1939 etc 31 Wilhelm Lehmbruck educado en Paris su obra tiene un marcado caracter clasicista si bien deformado y estilizado y con una fuerte carga introspectiva y emocional Durante su formacion en Dusseldorf evoluciono desde un naturalismo de corte sentimental pasando por un dramatismo barroco con influencia de Rodin hasta un realismo influido por Meunier En 1910 se instalo en Paris donde acuso la influencia de Maillol Por ultimo tras un viaje a Italia en 1912 comenzo una mayor geometrizacion y estilizacion de la anatomia con cierta influencia medieval en el alargamiento de sus figuras Mujer arrodillada 1911 Joven de pie 1913 32 Kathe Kollwitz esposa de un medico de un barrio pobre de Berlin conocio de cerca la miseria humana hecho que la marco profundamente Socialista y feminista su obra tiene un marcado componente de reivindicacion social con esculturas litografias y aguafuertes que destacan por su crudeza La revuelta de los tejedores 1907 1908 La guerra de los campesinos 1902 1908 Homenaje a Karl Liebknecht 1919 1920 33 Madre con gemelos 1927 de Kathe Kollwitz Kathe Kollwitz Museum Berlin Manana de Georg Kolbe Los miembros de Die Brucke Kirchner Heckel Schmidt Rottluff tambien practicaron la escultura ya que su experimentacion con la xilografia les permitio facilmente pasar a la talla de madera material que les resultaba muy conveniente para su expresion intimista de la realidad ya que la tosquedad y el aspecto irregular de ese material su aspecto bruto e inacabado incluso primitivo suponian la perfecta expresion de su concepto del ser humano y la naturaleza Se percibe en estas obras la influencia del arte africano y oceanico del que alababan su simplicidad y su aspecto totemico que trasciende el arte para ser objeto de comunicacion trascendental 34 En la decada de 1920 la escultura derivo hacia la abstraccion siguiendo el rumbo de las ultimas obras de Lehmbruck de marcada estilizacion geometrica tendente a la abstraccion Asi la obra de escultores como Rudolf Belling Oskar Schlemmer y Otto Freundlich se caracterizo por el abandono de la figuracion en aras de una liberacion formal y tematica de la escultura Sin embargo perduro un cierto clasicismo influido por Maillol en la obra de Georg Kolbe dedicado especialmente al desnudo con figuras dinamicas en movimientos ritmicos cercanos al ballet con una actitud vitalista alegre y saludable que fue bien recibida por los nazis Su obra mas famosa fue La Manana expuesta en el Pabellon de Alemania construido por Ludwig Mies van der Rohe para la Exposicion Internacional de Barcelona de 1929 Gerhard Marcks realizo una obra igualmente figurativa pero mas estatica y de tematica mas expresiva y compleja con figuras de aspecto arcaico inspiradas en las tallas medievales Ewald Matare se dedico principalmente a los animales de formas casi abstractas siguiendo el camino iniciado por Marc en Der Blaue Reiter 35 Otros escultores expresionistas fueron Bernhard Hoetger Ernst Oldenburg y Renee Sintenis mientras que fuera de Alemania cabria citar al frances Antoine Bourdelle el britanico Jacob Epstein el croata Ivan Mestrovic el espanol Victorio Macho el neerlandes Lambertus Zijl el polaco August Zamoyski y el finlandes Waino Aaltonen Pintura Editar Caliban personaje de La Tempestad de Shakespeare 1914 de Franz Marc Kunstmuseum Basilea La pintura se desarrollo principalmente en torno a dos grupos artisticos Die Brucke fundado en Dresde en 1905 y Der Blaue Reiter fundado en Munich en 1911 En la posguerra el movimiento Nueva Objetividad surgio como contrapeso al individualismo expresionista defendiendo una actitud mas comprometida socialmente aunque tecnica y formalmente fue un movimiento heredero del expresionismo Los elementos mas caracteristicos de las obras de arte expresionistas son el color el dinamismo y el sentimiento Lo fundamental para los pintores de principios de siglo no era reflejar el mundo de manera realista y fiel justo al contrario que los impresionistas sino sobre todo expresar su mundo interior El objetivo primordial de los expresionistas era transmitir sus emociones y sentimientos mas profundos En Alemania el primer expresionismo fue heredero del idealismo posromantico de Arnold Bocklin y Hans von Marees incidiendo principalmente en el significado de la obra y dando mayor relevancia al dibujo frente a la pincelada asi como a la composicion y a la estructura del cuadro Asimismo fue primordial la influencia de artistas extranjeros como Munch Gauguin Cezanne y Van Gogh plasmada en diversas exposiciones organizadas en Berlin 1903 Munich 1904 y Dresde 1905 36 El expresionismo destaco por la gran cantidad de agrupaciones artisticas que surgieron en su seno asi como por la multitud de exposiciones celebradas en todo el territorio aleman entre los anos 1910 y 1920 en 1911 se fundo en Berlin la Nueva Secesion escision de la Secesion berlinesa fundada en 1898 y que presidia Max Liebermann Su primer presidente fue Max Pechstein e incluia a Emil Nolde y Christian Rohlfs Mas tarde en 1913 surgio la Libre Secesion movimiento efimero que fue eclipsado por el Herbstsalon Salon de Otono de 1913 promovido por Herwarth Walden donde junto a los principales expresionistas alemanes expusieron diversos artistas cubistas y futuristas destacando Chagall Leger Delaunay Mondrian Archipenko Hans Arp Max Ernst etc Sin embargo pese a su calidad artistica la exposicion fue un fracaso economico por lo que la iniciativa no se volvio a repetir 37 El expresionismo tuvo una notable presencia ademas de en Berlin Munich y Dresde en la region de Renania de donde procedian Macke Campendonk y Morgner asi como otros artistas como Heinrich Nauen Franz Henseler Paul Adolf Seehaus etc En 1902 el filantropo Karl Ernst Osthaus creo el Folkwang Sala del Pueblo de Hagen con el objetivo de promover el arte moderno adquiriendo numerosas obras de artistas expresionistas asi como de Gauguin Van Gogh Cezanne Matisse Munch etc Asimismo en Dusseldorf un grupo de jovenes artistas fundaron la Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Kunstler Liga especial de aficionados al arte y artistas de Alemania occidental que celebro diversas exposiciones de 1909 a 1911 trasladandose en 1912 a Colonia donde pese al exito de esta ultima exposicion se disolvio la liga 38 En la posguerra surgio el Novembergruppe Grupo de Noviembre por la revolucion alemana de noviembre de 1918 fundado en Berlin el 3 de diciembre de 1918 por Max Pechstein y Cesar Klein con el objetivo de reorganizar el arte aleman tras la guerra Entre sus miembros figuraron pintores y escultores como Vasili Kandinski Paul Klee Lyonel Feininger Heinrich Campendonk Otto Freundlich y Kathe Kollwitz arquitectos como Walter Gropius Erich Mendelsohn y Ludwig Mies van der Rohe compositores como Alban Berg y Kurt Weill y el dramaturgo Bertolt Brecht Mas que un grupo con un sello estilistico comun fue una asociacion de artistas con el objetivo de exponer conjuntamente cosa que hicieron hasta su disolucion con la llegada del nazismo 39 Die Brucke Editar Articulo principal Die Brucke tendencia artistica Cartel de presentacion para una exposicion de Die Brucke en la Galeria Arnold de Dresde 1910 de Ernst Ludwig Kirchner Die Brucke El puente se fundo el 7 de junio de 1905 en Dresde formado por cuatro estudiantes de arquitectura de la Escuela Tecnica Superior de Dresde Ernst Ludwig Kirchner Fritz Bleyl Erich Heckel y Karl Schmidt Rottluff El nombre fue ideado por Schmidt Rottluff simbolizando a traves de un puente su pretension de sentar las bases de un arte de futuro Posiblemente la inspiracion le vino de una frase de Asi hablo Zaratustra de Nietzsche La grandeza del hombre es que es un puente y no un fin 40 En 1906 se unieron al grupo Emil Nolde y Max Pechstein asi como el suizo Cuno Amiet y el neerlandes Lambertus Zijl en 1907 el finlandes Akseli Gallen Kallela en 1908 Franz Nolken y el neerlandes Kees Van Dongen y en 1910 Otto Mueller y el checo Bohumil Kubista Bleyl se separo del grupo en 1907 trasladandose a Silesia donde fue profesor en la Escuela de Ingenieria Civil abandonando la pintura En sus inicios los miembros de Die Brucke trabajaron en un pequeno taller situado en la calle Berliner Strasse n º 65 de Dresde adquirido por Heckel en 1906 que ellos mismos decoraron y amueblaron siguiendo las directrices del grupo 41 El grupo Die Brucke busco conectar con el publico en general haciendole participe de las actividades del grupo Idearon la figura del miembro pasivo que mediante una suscripcion anual de doce marcos recibian periodicamente un boletin con las actividades del grupo asi como diversos grabados los Brucke Mappen Con el tiempo el numero de miembros pasivos ascendio a sesenta y ocho 42 En 1906 publicaron un manifiesto Programm donde Kirchner expreso su voluntad de convocar a la juventud para un proyecto de arte social que transformase el futuro Pretendian a traves del arte influir en la sociedad considerandose unos profetas revolucionarios que lograrian cambiar la sociedad de su tiempo La intencion del grupo era atraer a todo elemento revolucionario que quisiera unirse asi lo expresaron en una carta dirigida a Nolde Su mayor interes era destruir las viejas convenciones al igual que se estaba haciendo en Francia Segun Kirchner no podian ponerse reglas y la inspiracion debia fluir libre y dar expresion inmediata a las presiones emocionales del artista La carga de critica social que imprimieron a su obra les valio los ataques de la critica conservadora que los tacho de ser un peligro para la juventud alemana 43 Los artistas de Die Brucke estaban influidos por el movimiento Arts and Crafts asi como por el Jugendstil y los Nabis y artistas como Van Gogh Gauguin y Munch Tambien se inspiraron en el gotico aleman y el arte africano sobre todo tras los estudios realizados por Kirchner de las xilografias de Durero y del arte africano del Museo Etnologico de Dresde 44 Tambien estaban interesados en la literatura rusa especialmente Dostoyevski En 1908 tras una exposicion de Matisse en Berlin expresaron igualmente su admiracion por los fauvistas con los que compartian la simplicidad de la composicion el manierismo de las formas y el intenso contraste de colores Ambos partian del postimpresionismo rechazando la imitacion y destacando la autonomia del color Sin embargo varian los contenidos tematicos los expresionistas eran mas angustiosos marginales desagradables y destacaban mas el sexo que los fauvistas Rechazaban el academicismo y aludian a la libertad maxima de expresion Mas que un programa estilistico propio su nexo de union era el rechazo al realismo y el impresionismo y su busqueda de un proyecto artistico que involucrase el arte con la vida para lo que experimentaron con diversas tecnicas artisticas como el mural la xilografia y la ebanisteria aparte de la pintura y la escultura 45 Dos muchachas en la hierba 1926 de Otto Mueller Staatsgalerie Moderner Kunst Munich Die Brucke otorgo especial importancia a las obras graficas su principal medio de expresion fue la xilografia tecnica que les permitia plasmar su concepcion del arte de una manera directa dejando un aspecto inacabado bruto salvaje cercano al primitivismo que tanto admiraban Estos grabados en madera presentan superficies irregulares que no disimulan y aprovechan de forma expresiva aplicando manchas de color y destacando la sinuosidad de las formas Tambien utilizaron la litografia la aguatinta y el aguafuerte que suelen ser de un reducido cromatismo y simplificacion estilistica 46 Die Brucke defendia la expresion directa e instintiva del impulso creador del artista sin normas ni reglas rechazando totalmente cualquier tipo de reglamentacion academica Como dijo Kirchner el pintor transforma en obra de arte la concepcion de su experiencia 47 A los miembros de Die Brucke les interesaba un tipo de tematica centrada en la vida y la naturaleza reflejada de forma espontanea e instintiva por lo que sus principales temas son el desnudo sea en interior o exterior asi como escenas de circo y music hall donde encuentran la maxima intensidad que pueden extraer a la vida 48 Esta tematica fue sintetizada en obras sobre banistas que sus miembros realizaron preferentemente entre 1909 y 1911 en sus estancias en los lagos cercanos a Dresde Alsen Dangast Nidden Fehmarn Hiddensee Moritzburg etc Son obras donde expresan un naturismo sin tapujos un sentimiento casi panteista de comunion con la naturaleza a la vez que tecnicamente van depurando su paleta en un proceso de deformacion subjetiva de la forma y el color que adquiere un significado simbolico 40 En 1911 la mayoria de artistas del grupo se instalaron en Berlin iniciando su carrera en solitario En la capital alemana recibieron la influencia del cubismo y el futurismo patente en la esquematizacion de las formas y en la utilizacion de tonos mas frios a partir de entonces Su paleta se volvio mas oscura y su tematica mas desolada melancolica pesimista perdiendo el sello estilistico comun que tenian en Dresde para correr caminos cada vez mas divergentes iniciando cada uno su andadura personal 49 Una de las mayores exposiciones donde participaron los miembros de Die Brucke fue la Sonderbund de Colonia de 1912 donde ademas Kirchner y Heckel recibieron el encargo de decorar una capilla que recibio un gran exito 50 Aun asi en 1913 se produjo la disolucion formal del grupo debido al rechazo que provoco en sus companeros la publicacion de la historia del grupo Cronica de la sociedad artistica de Die Brucke por parte de Kirchner donde se otorgaba a si mismo una especial relevancia que no fue admitida por el resto de miembros 51 Los principales miembros del grupo fueron Tres banistas 1913 de Ernst Ludwig Kirchner Galeria de Arte de Nueva Gales del Sur Ernst Ludwig Kirchner gran dibujante su padre era profesor de dibujo desde su visita a una exposicion de xilografia de Durero en 1898 comenzo a hacer grabados en madera material en el que tambien realizo tallas de influencia africana con un acabado irregular sin pulir destacando los componentes sexuales Utilizaba colores primarios como los fauvistas con cierta influencia de Matisse pero con lineas quebradas violentas al contrario que las redondeadas de Matisse en angulos cerrados agudos Las figuras son estilizadas con un alargamiento de influencia gotica Desde su traslado a Berlin en 1910 realizo composiciones mas esquematicas con lineas cortantes y zonas inacabadas y cierta distorsion formal Progresivamente su pincelada se volvio mas nerviosa agresiva con lineas superpuestas composicion mas geometrica con formas angulosas inspiradas en la descomposicion cubista Desde 1914 empezo a padecer trastornos mentales y durante la guerra sufrio una enfermedad respiratoria factores que influyeron en su obra En 1937 sus trabajos fueron confiscados por los nazis suicidandose al ano siguiente 52 Erich Heckel su obra se nutrio de la influencia directa de Van Gogh al que conocio en 1905 en la Galeria Arnold de Dresde Entre 1906 y 1907 realizo una serie de cuadros de composicion vangoghiana de pinceladas cortas y colores intensos predominantemente el amarillo con pasta densa Mas tarde evoluciono a tematicas mas expresionistas como el sexo la soledad la incomunicacion etc Tambien trabajo con la madera en obras lineales sin perspectiva con influencia gotica y cubista Fue uno de los expresionistas mas vinculados a la corriente romantica alemana lo que se refleja en su vision utopica de las clases marginales por las que expresa un sentimiento de solidaridad y reivindicacion Desde 1909 realizo una serie de viajes por toda Europa que le pusieron en contacto tanto con el arte antiguo como con el de las nuevas vanguardias especialmente el fauvismo y el cubismo de los que adopta la organizacion espacial y el colorido intenso y subjetivo En sus obras tiende a descuidar el aspecto figurativo y descriptivo de sus composiciones para resaltar el contenido emotivo y simbolico con pinceladas densas que hacen que el color ocupe todo el espacio sin otorgar importancia al dibujo o la composicion 53 Karl Schmidt Rottluff en sus inicios practico el macropuntillismo para pasar a un expresionismo de figuras esquematicas y rostros cortantes de pincelada suelta y colores intensos Recibio cierta influencia de Picasso en su etapa azul asi como de Munch y el arte africano y desde 1911 del cubismo palpable en la simplificacion de las formas que aplico a sus obras desde entonces Dotado de una gran maestria para la acuarela sabia dosificar muy bien los colores y distribuir los claroscuros mientras que en pintura aplicaba pinceladas densas y espesas con claro precedente en Van Gogh Tambien realizo tallas en madera a veces policromada con influencia africana rostros alargados ojos almendrados 54 Emil Nolde vinculado a Die Brucke durante 1906 1907 trabajo en solitario desligado de tendencias no se consideraba un expresionista sino un artista aleman Dedicado en principio a la pintura de paisajes temas florales y animales sentia predileccion por Rembrandt y Goya A principios de siglo empleaba la tecnica divisionista con empaste muy grueso y pinceladas cortas y con fuerte descarga cromatica de influencia postimpresionista Durante su estancia en Die Brucke abandono el proceso de imitacion de la realidad denotandose en su obra una inquietud interior una tension vital una crispacion que se refleja en el pulso interno de la obra Comenzo entonces los temas religiosos centrandose en la Pasion de Cristo con influencia de Grunewald Brueghel y El Bosco con rostros desfigurados un profundo sentimiento de angustia y una gran exaltacion del color La ultima cena 1909 Pentecostes 1909 Santa Maria Egipciaca 1912 55 Otto Mueller gran admirador del arte egipcio realizo obras sobre paisajes y desnudos con formas esquematicas y angulosas donde se percibe la influencia de Cezanne y Picasso Sus desnudos suelen situarse en paisajes naturales evidenciando la influencia de la naturaleza exotica de Gauguin Su dibujo es limpio y fluido alejado del estilo aspero y gestual de los otros expresionistas con una composicion de superficies planas y suaves lineas curvas creando una atmosfera de ensonacion idilica Sus figuras delgadas y esbeltas estan inspiradas en Cranach de cuya Venus tenia una reproduccion en su estudio Son desnudos de gran sencillez y naturalidad sin rasgos de provocacion o sensualidad expresando una perfeccion ideal la nostalgia de un paraiso perdido en que el ser humano vivia en comunion con la naturaleza 56 Max Pechstein de formacion academica estudio Bellas Artes en Dresde En un viaje a Italia en 1907 se entusiasmo con el arte etrusco y los mosaicos de Ravena mientras que en su siguiente estancia en Paris entro en contacto con el fauvismo En 1910 fue fundador con Nolde y Georg Tappert de la Nueva Secesion berlinesa de la que fue su primer presidente En 1914 realizo un viaje por Oceania recibiendo como tantos otros artistas de la epoca la influencia del arte primitivo y exotico Sus obras suelen ser paisajes solitarios y agrestes generalmente de Nidden una poblacion de la costa baltica que era su lugar de veraneo 57 Der Blaue Reiter Editar Articulo principal Der Blaue Reiter El jinete azul 1903 de Vasili Kandinski Coleccion E G Buhrle Zurich Der Blaue Reiter El jinete azul surgio en Munich en 1911 agrupando a Vasili Kandinski Franz Marc August Macke Paul Klee Gabriele Munter Alfred Kubin Alexej von Jawlensky Lyonel Feininger Heinrich Campendonk y Marianne von Werefkin El nombre del grupo fue escogido por Marc y Kandinski tomando cafe en una terraza tras una conversacion donde coincidieron en su gusto por los caballos y por el color azul aunque es de remarcar que Kandinski ya pinto un cuadro con el titulo El jinete azul en 1903 Coleccion E G Buhrle Zurich 58 De nuevo mas que un sello estilistico comun compartian una determinada vision del arte en la que imperaba la libertad creadora del artista y la expresion personal y subjetiva de sus obras Der Blaue Reiter no fue una escuela ni un movimiento sino una agrupacion de artistas con inquietudes similares centradas en un concepto de arte no como imitacion sino como expresion del interior del artista 59 Der Blaue Reiter fue una escision del grupo Neue Kunstlervereinigung Munchen Nueva Asociacion de Artistas de Munich fundada en 1909 de la que era presidente Kandinski y que incluia ademas a Marc Jawlensky Werefkin Kubin Klee Munter los hermanos David y Vladimir Burliuk Alexander Kanoldt Adolf Erbsloh Karl Hofer etc Sin embargo divergencias esteticas originaron el abandono de Kandinski Marc Kubin y Munter fundando el nuevo grupo 60 Der Blaue Reiter tenia pocos puntos en comun con Die Brucke coincidiendo basicamente en su oposicion al impresionismo y al positivismo sin embargo frente a la actitud temperamental de Die Brucke frente a su plasmacion casi fisiologica de la emotividad Der Blaue Reiter tenia una actitud mas refinada y espiritual pretendiendo captar la esencia de la realidad a traves de la purificacion de los instintos Asi en vez de utilizar la deformacion fisica optan por su total depuracion llegando asi a la abstraccion Su poetica se definio como un expresionismo lirico en el que la evasion no se encaminaba hacia el mundo salvaje sino hacia lo espiritual de la naturaleza y el mundo interior 61 Los grandes caballos azules 1911 de Franz Marc Walker Art Center Mineapolis Los miembros del grupo mostraron su interes por el misticismo el simbolismo y las formas del arte que consideraban mas genuinas el primitivo el popular el infantil y el de enfermos mentales Der Blaue Reiter destaco por el uso de la acuarela frente al grabado utilizado principalmente por Die Brucke Tambien cabe destacar la importancia otorgada a la musica que se suele asimilar al color lo que facilito la transicion de un arte figurativo a uno mas abstracto 62 De igual forma en sus ensayos teoricos mostraron su predileccion por la forma abstracta en la que veian un gran contenido simbolico y psicologico teoria que amplio Kandinski en su obra De lo espiritual en el arte 1912 donde busca una sintesis entre la inteligencia y la emotividad defendiendo que el arte se comunica con nuestro espiritu interior y que las obras artisticas pueden ser tan expresivas como la musica 58 Kandinski expresa un concepto mistico del arte con influencia de la teosofia y la filosofia oriental el arte es expresion del espiritu siendo las formas artisticas reflejo del mismo Como en el mundo de las ideas de Platon las formas y sonidos conectan con el mundo espiritual a traves de la sensibilidad de la percepcion Para Kandinski el arte es un lenguaje universal accesible a cualquier ser humano El camino de la pintura debia ser desde la pesada realidad material hasta la abstraccion de la vision pura con el color como medio por ello desarrollo toda una compleja teoria del color en La Pintura como arte puro 1913 sostiene que la pintura es ya un ente separado un mundo en si mismo una nueva forma del ser que actua sobre el espectador a traves de la vista y que provoca en el profundas experiencias espirituales 63 San Jorge 1912 de August Macke Kolumba Museum Colonia Der Blaue Reiter organizo diversas exposiciones la primera fue en la Galeria Thannhauser de Munich inaugurada el 18 de diciembre de 1911 con el nombre I Ausstellung der Redaktion des Blauen Reiter I Exposicion de los Directores del Jinete Azul 64 Fue la mas homogenea pues se notaba una clara influencia mutua entre todos los componentes del grupo disipada mas adelante por una mayor individualidad de todos sus miembros Expusieron obras Macke Kandinski Marc Campendonk y Munter y como invitados Arnold Schonberg compositor pero autor tambien de obras pictoricas Albert Bloch David y Vladimir Burliuk Robert Delaunay y el Aduanero Rousseau La segunda exposicion se efectuo en la Galeria Hans Goltz en marzo de 1912 dedicada a acuarelas y obras graficas confrontando el expresionismo aleman con el cubismo frances y el suprematismo ruso La ultima gran exposicion se produjo en 1913 en la sede de Der Sturm en Berlin en paralelo al primer Salon de Otono celebrado en Alemania 65 Uno de los mayores hitos del grupo fue la publicacion del Almanaque mayo de 1912 con motivo de la exposicion organizada en Colonia por el Sonderbund Lo realizaron en colaboracion con el galerista Heinrich von Tannhauser y con Hugo von Tschudi director de los museos de Baviera Junto a numerosas ilustraciones recogia diversos textos de los miembros del grupo dedicados al arte moderno y con numerosas referencias al arte primitivo y exotico Se mostraba la teoria pictorica del grupo centrada en la importancia del color y en la perdida de la composicion realista y el caracter imitativo del arte frente a una mayor libertad creativa y una expresion mas subjetiva de la realidad Se hablaba igualmente de los pioneros del movimiento Van Gogh Gauguin Cezanne Rousseau en el que se incluia tanto a los miembros de Die Brucke y Der Blaue Reiter como a Matisse Picasso y Delaunay Tambien se incluyo la musica con referencias a Schonberg Webern y Berg 66 Der Blaue Reiter tuvo su final con la Primera Guerra Mundial en la que murieron Marc y Macke mientras que Kandinski tuvo que volver a Rusia En 1924 Kandinski y Klee junto a Lyonel Feininger y Alexej von Jawlensky fundaron Die Blaue Vier Los Cuatro Azules en el seno de la Bauhaus exponiendo conjuntamente su obra por el plazo de diez anos 67 Los principales representantes de Der Blaue Reiter fueron Fuga 1914 de Vasili Kandinski Fundacion Beyeler Riehen Suiza Vasili Kandinski de vocacion tardia estudio derecho economia y politica antes de pasarse a la pintura tras visitar una exposicion impresionista en 1895 Establecido en Munich se inicio en el Jugendstil conjugandolo con elementos de la tradicion rusa En 1901 fundo el grupo Phalanx y abrio su propia escuela Durante 1906 1909 tuvo un periodo fauvista para pasar posteriormente al expresionismo Desde 1908 su obra fue perdiendo el aspecto tematico y figurativo para ganar en expresividad y colorido iniciando progresivamente el camino hacia la abstraccion y desde 1910 creo cuadros en donde la importancia de la obra residia en la forma y el color creando planos pictoricos por confrontacion de colores 68 Su abstraccion era abierta con un foco en el centro empujando con una fuerza centrifuga derivando las lineas y manchas hacia fuera con gran riqueza formal y cromatica El propio Kandinski distinguia su obra entre impresiones reflejo directo de la naturaleza exterior que seria su obra hasta 1910 improvisaciones expresion de signo interno de caracter espontaneo y de naturaleza espiritual abstraccion expresionista 1910 1921 y composiciones expresion igualmente interna pero elaborada y formada lentamente abstraccion constructiva desde 1921 69 Franz Marc estudiante de teologia durante un viaje por Europa entre 1902 y 1906 decidio hacerse pintor Imbuido de un gran misticismo se consideraba un pintor expresivo intentando expresar su yo interior Su obra fue bastante monotematica dedicandose principalmente a los animales especialmente los caballos Pese a ello sus tratamientos eran muy variados con contrastes muy violentos de color sin perspectiva lineal Recibio la influencia de Degas que tambien hizo una serie sobre caballos asi como del cubismo orfico de Delaunay y de las atmosferas flotantes de Chagall Para Marc el arte era una forma de captar la esencia de las cosas lo que tradujo en una vision mistica y panteista de la naturaleza que plasmo sobre todo en los animales que para el tenian un significado simbolico representando conceptos como el amor o la muerte En sus representaciones de animales el color era igualmente simbolico destacando el azul el color mas espiritual Las figuras eran simples esquematicas tendiendo a la geometrizacion tras su contacto con el cubismo Sin embargo desenganado tambien de los animales comenzo como Kandinski el camino hacia la abstraccion carrera que se vio truncada con su muerte en la contienda mundial 70 El molino encantado 1913 de Franz Marc Art Institute of Chicago Chicago August Macke en 1906 visito Belgica y Paises Bajos donde recibio la influencia de Rembrandt empaste grueso contrastes acusados en 1907 en Londres le entusiasmaron los prerrafaelitas igualmente en 1908 en Paris contacto con el fauvismo Desde entonces abandono la tradicion y renovo tematicas y coloridos trabajando con colores claros y calidos Mas tarde recibio la influencia del cubismo restriccion cromatica lineas geometricas figuras esquematizadas contrastes sombra luz Por ultimo llego al arte abstracto influido por Kandinski y Delaunay hacia una abstraccion racional geometrica con manchas lineales de color y composiciones basadas en planos geometricos coloreados En sus ultimas obras tras un viaje al norte de Africa volvio al colorismo fuerte y los contrastes exagerados con un cierto aire surrealista Se inspiraba en temas cotidianos en ambientes generalmente urbanos con un aire lirico alegre sereno con colores de expresion simbolica como en Marc 71 Paul Klee de formacion musical en 1898 se paso a la pintura denotando como Kandinski un sentido pictorico de evanescencia musical tendente a la abstraccion y con un aire onirico que le llevaria al surrealismo 72 Iniciado en el Jugendstil y con influencia de Arnold Bocklin Odilon Redon Vincent van Gogh James Ensor y Kubin pretendia como este ultimo alcanzar un estado intermedio entre la realidad y la ensonacion ideal Mas tarde tras un viaje a Paris en 1912 donde conocio a Picasso y Delaunay se intereso mas por el color y sus posibilidades compositivas En un viaje a Africa en 1914 con Macke se reafirmo su vision del color como elemento dinamizador del cuadro que seria la base de sus composiciones donde perdura la forma figurativa combinada con una cierta atmosfera abstracta en curiosas combinaciones que serian uno de sus sellos estilisticos mas reconocibles Klee recreo en su obra un mundo fantastico e ironico cercano al de los ninos o los locos que le acercara al universo de los surrealistas se han senalado numerosos puntos de contacto entre su obra y la de Joan Miro 73 Alexej von Jawlensky militar ruso abandono su carrera para dedicarse al arte instalandose en Munich en 1896 con Marianne von Werefkin En 1902 viajo a Paris trabando amistad con Matisse con quien trabajo un tiempo y con quien se inicio en el colorido fauve Se dedico principalmente al retrato inspirado en los iconos del arte tradicional ruso con figuras en actitud hieratica de gran tamano y esquematizacion compositiva Trabajaba con grandes superficies de color con un colorido violento delimitado por fuertes trazos negros 74 Durante la guerra se refugio en Suiza donde realizo retratos cercanos al cubismo con rostros ovales de nariz alargada y ojos asimetricos Mas tarde por influencia de Kandinski se aproximo a la abstraccion con retratos reducidos a formas geometricas de colores intensos y calidos 75 Autorretrato 1910 de Marianne von Werefkin Stadtische Galerie im Lenbachhaus Munich Lyonel Feininger norteamericano de origen aleman en 1888 viajo a Alemania para estudiar musica pasandose posteriormente a la pintura En sus inicios trabajo como caricaturista para varios periodicos Recibio la influencia del cubismo orfico de Delaunay patente en el geometrismo de sus paisajes urbanos de formas angulosas e inquietantes parecidas a las de El gabinete del doctor Caligari en cuyos decoradores probablemente influyo Sus personajes son caricaturescos de gran tamano a veces llegando a la misma altura de los edificios construidos por superposicion de planos de color Profesor de la Bauhaus de 1919 a 1933 en 1938 a causa del nazismo retorno a su Nueva York natal 76 Gabriele Munter estudio en Dusseldorf y Munich ingresando en el grupo Phalanx donde conocio a Kandinski con el que inicio una relacion y paso largas temporadas en la localidad de Murnau Alli pinto numerosos paisajes en los que desvelaba una gran emotividad y un gran dominio del color con influencia del arte popular bavaro lo que se denota en las lineas sencillas colores claros y luminosos y una cuidada distribucion de las masas Recibio de Jawlensky la yuxtaposicion de manchas brillantes de color con nitidos contornos que se convertirian en su principal sello artistico Entre 1915 y 1927 dejo de pintar tras su ruptura con Kandinski 77 Heinrich Campendonk influido por el cubismo orfico y el arte popular y primitivo creo un tipo de obras de signo primitivista con dibujo de gran rigidez figuras hieraticas y composiciones desjerarquizadas En sus obras tiene un papel determinante el contraste de colores con una pincelada heredera del impresionismo Mas tarde por influencia de Marc el color gano independencia respecto al objeto cobrando un mayor valor expresivo y descomponiendo el espacio a la manera cubista Superponia los colores en capas transparentes realizando composiciones libres donde los objetos parecen flotar sobre la superficie del cuadro Al igual que en Marc su tematica se centro en un concepto idealizado de comunion entre el hombre y la naturaleza 78 Alfred Kubin escritor dibujante e ilustrador su obra se baso en un mundo fantasmagorico de monstruos de aspecto morboso y alucinante reflejando su obsesion por la muerte Influido por Max Klinger trabajo principalmente como ilustrador en dibujos en blanco y negro de aire decadentista con reminiscencias de Goya Blake y Felicien Rops Sus escenas se enmarcaban en ambientes crepusculares fantasmagoricos que recuerdan igualmente a Odilon Redon con un estilo caligrafico a veces rozando la abstraccion Sus imagenes fantasticas morbidas con referencias al sexo y la muerte fueron precursoras del surrealismo Tambien fue escritor cuya principal obra El otro lado 1909 pudo haber influido sobre Kafka 79 Marianne von Werefkin perteneciente a una familia aristocrata rusa recibio clases de Ilya Repin en San Petersburgo En 1896 se traslado a Munich con Jawlensky con el que habia iniciado una relacion dedicandose mas a la difusion de la obra de este que a la suya propia En esta ciudad creo un salon de notable fama como tertulia artistica llegando a influir en Franz Marc a nivel teorico En 1905 tras algunas divergencias con Jawlensky volvio a pintar Ese ano viajo a Francia recibiendo la influencia de los nabis y los futuristas Sus obras son de un colorido brillante lleno de contrastes con preponderancia de la linea en la composicion a la que se subordina el color La tematica es fuertemente simbolica destacando sus enigmaticos paisajes con procesiones de muertos 80 Neue Sachlichkeit Editar Articulo principal Nueva Objetividad Martha 1925 de Georg Schrimpf Pinakothek der Moderne Munich El grupo Neue Sachlichkeit Nueva Objetividad surgio tras la Primera Guerra Mundial como un movimiento de reaccion frente al expresionismo retornando a la figuracion realista y a la plasmacion objetiva de la realidad circundante con un marcado componente social y reivindicativo Desarrollado entre 1918 y 1933 desaparecio con el advenimiento del nazismo 81 El ambiente de pesimismo que trajo la posguerra propicio el abandono por parte de algunos artistas del expresionismo mas espiritual y subjetivo de busqueda de nuevos lenguajes artisticos por un arte mas comprometido mas realista y objetivo duro directo util para el desarrollo de la sociedad un arte revolucionario en su tematica si bien no en la forma 82 Los artistas se separaron de la abstraccion reflexionando sobre el arte figurativo y rechazando toda actividad que no atendiese a los problemas de la acuciante realidad de la posguerra Encarnaron este grupo Otto Dix George Grosz Max Beckmann Conrad Felixmuller Christian Schad Rudolf Schlichter Ludwig Meidner Karl Hofer y John Heartfield Frente a la introspeccion psicologica del expresionismo el individualismo de Die Brucke o el espiritualismo de Der Blaue Reiter la Nueva Objetividad propuso el retorno al realismo y a la plasmacion objetiva del mundo circundante con una tematica mas social y comprometida politicamente Sin embargo no renunciaron a los logros tecnicos y esteticos del arte de vanguardia como el colorido fauvista y expresionista la vision simultanea futurista o la aplicacion del fotomontaje a la pintura y el grabado del verismo La recuperacion de la figuracion fue una consecuencia comun en el espacio al final de la guerra ademas de la Nueva Objetividad surgio en Francia el purismo y en Italia la pintura metafisica precursora del surrealismo Pero en la Nueva Objetividad este realismo es mas comprometido que en otros paises con obras de denuncia social que pretenden desenmascarar la sociedad burguesa de su tiempo denunciar al estamento politico y militar que los ha llevado al desastre de la guerra Si bien la Nueva Objetividad se opuso al expresionismo por ser un estilo espiritual e individualista mantuvo en cambio su esencia formal ya que su caracter grotesco de deformacion de la realidad de caricaturizacion de la vida fue trasladado a la tematica social abordada por los nuevos artistas de la posguerra 83 La Nueva Objetividad surgio como rechazo al Novembergruppe cuya falta de compromiso social rechazaban Asi en 1921 un grupo de artistas dadaistas entre los que se encontraban George Grosz Otto Dix Rudolf Schlichter Hanna Hoch etc se presentaron como Oposicion al Grupo de Noviembre redactando una Carta abierta a este El termino Nueva Objetividad fue ideado por el critico Gustav Friedrich Hartlaub para la exposicion Nueva Objetividad Pintura alemana desde el expresionismo celebrada en 1925 en la Kunsthalle de Mannheim Segun palabras de Hartlaub el objetivo es superar las mezquindades esteticas de la forma a traves de una nueva objetividad nacida del disgusto hacia la sociedad burguesa de la explotacion 84 En paralelo a la Nueva Objetividad surgio el denominado realismo magico nombre propuesto igualmente por Hartlaub en 1922 pero difundido sobre todo por Franz Roh en su libro Postexpresionismo Realismo magico 1925 El realismo magico se situo mas a la derecha de la Nueva Objetividad aunque fue igualmente eliminado por los nazis y representaba una linea mas personal y subjetiva que el grupo de Grosz y Dix Frente a la violencia y dramatismo de sus coetaneos objetivos los realistas magicos elaboraron una obra mas calmada e intemporal mas serena y evocadora transmisora de una quietud que pretendia apaciguar los animos tras la guerra Su estilo era cercano al de la pintura metafisica italiana intentando captar la trascendencia de los objetos mas alla del mundo visible Entre sus figuras destacaron Georg Schrimpf Alexander Kanoldt Anton Raderscheidt Carl Grossberg y Georg Scholz 85 Descendimiento de la cruz 1917 de Max Beckmann MoMA Nueva York Los principales exponentes de la Nueva Objetividad fueron George Grosz procedente del dadaismo estaba interesado por el arte popular Mostro desde joven en su obra un intenso disgusto por la vida que se convirtio tras la guerra en indignacion En su obra analizo fria y metodicamente la sociedad de su tiempo desmitificando a las clases dirigentes para mostrar su lado mas cruel y despotico Cargo especialmente contra el ejercito la burguesia y el clero en series como El rostro de la clase dominante 1921 o Ecce Homo 1927 en escenas donde predomina la violencia y el sexo Sus personajes suelen ser mutilados de guerra asesinos suicidas burgueses ricos y rechonchos prostitutas vagabundos etc en figuras escuetas silueteadas en pocos trazos como munecos Tecnicamente empleo recursos de otros estilos como el espacio geometrizante del cubismo o la captacion del movimiento del futurismo 86 Otto Dix iniciado en el realismo tradicional con influencia de Hodler Cranach y Durero en Dix la tematica social patetica directa y macabra de la Nueva Objetividad quedaba enfatizada por la representacion realista y minuciosa casi diafana de sus escenas urbanas pobladas por el mismo tipo de personajes que retrataba Grosz asesinos lisiados prostitutas burgueses y mendigos Expuso de manera fria y metodica los horrores de la guerra las carnicerias y matanzas que presencio como soldado asi en la serie La Guerra 1924 se inspiro en la obra de Goya y de Callot 87 Max Beckmann de formacion academica e inicios cercanos al impresionismo el horror de la guerra le llevo como a sus companeros a plasmar de forma cruda la realidad que lo envolvia Acuso entonces la influencia de antiguos maestros como Grunewald Brueghel y El Bosco junto a nuevas aportaciones como el cubismo del que tomo su concepto de espacio que se vuelve en su obra un espacio agobiante casi claustrofobico donde las figuras tienen un aspecto de solidez escultorica con contornos muy delimitados En su serie El infierno 1919 hizo un retrato dramatico del Berlin de posguerra con escenas de gran violencia con personajes torturados que gritan y se retuercen de dolor 87 Conrad Felixmuller ferviente opositor de la guerra durante la contienda asumio el arte como forma de compromiso politico Ligado al circulo de Pfemfert editor de la revista Die Aktion se movio en el ambiente antimilitarista de Berlin que rechazaba el esteticismo en arte defendiendo un arte comprometido y de finalidad social Influido por el colorido de Die Brucke y por la descomposicion cubista simplifico el espacio a formas angulares y cuadrilateras que el denominaba cubismo sintetico Su tematica se centro en obreros y en las clases sociales mas desfavorecidas con un fuerte componente de denuncia 88 Christian Schad miembro del grupo dadaista de Zurich 1915 1920 donde trabajo con papel fotografico sus schadografias se dedico posteriormente al retrato en retratos frios y desapasionados estrictamente objetivos casi deshumanizados estudiando con mirada sobria y cientifica a los personajes que retrata que se ven reducidos a simples objetos solos y aislados sin capacidad de comunicarse 85 Ludwig Meidner miembro del grupo Die Pathetiker Los Pateticos junto a Jakob Steinhardt y Richard Janthur su principal tema fue la ciudad el paisaje urbano que mostro en escenas abigarradas sin espacio con grandes multitudes de gente y edificios angulosos de precario equilibrio en un ambiente opresivo angustioso En su serie Paisajes apocalipticos 1912 1920 retrato ciudades destruidas que arden o estallan en vistas panoramicas que muestran mas friamente el horror de la guerra 89 Karl Hofer iniciado en un cierto clasicismo cercano a Hans von Marees estudio en Roma y Paris donde le sorprendio la guerra y fue hecho prisionero durante tres anos hecho que marco profundamente el desarrollo de su obra con figuras atormentadas de gestos vacilantes en actitud estatica enmarcadas en disenos claros de colores frios y pincelada pulcra e impersonal Sus figuras son solitarias de aspecto pensativo melancolico denunciando la hipocresia y la locura de la vida moderna La pareja 1925 Hombres con antorchas 1925 El cuarto negro 1930 90 Otros artistas Editar Madre arrodillada con nino 1907 de Paula Modersohn Becker Alte Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin Berlin Algunos artistas no se adscribieron a ningun grupo desarrollando de forma personal un expresionismo fuertemente intuitivo de diversas tendencias y estilos Paula Modersohn Becker estudio en Bremen y Hamburgo instalandose posteriormente en la colonia de artistas de Worpswede 1897 enmarcada en aquel entonces en un paisajismo cercano a la Escuela de Barbizon Sin embargo su interes por Rembrandt y los pintores alemanes medievales le llevaron hacia la busqueda de un arte mas expresivo Influida por el postimpresionismo asi como por Nietzsche y Rilke comenzo a emplear en sus obras colores y formas aplicados simbolicamente En unas visitas a Paris entre 1900 y 1906 recibio la influencia de Cezanne Gauguin y Maillol combinando de forma personal las formas tridimensionales de Cezanne y los disenos lineales de Gauguin principalmente en retratos y escenas maternas asi como desnudos evocadores de una nueva concepcion en la relacion del cuerpo con la naturaleza 91 Lovis Corinth formado en el impresionismo del que fue una de las principales figuras en Alemania junto a Max Liebermann y Max Slevogt derivo en su madurez hacia el expresionismo con una serie de obras de introspeccion psicologica con una tematica centrada en lo erotico y macabro Despues de un ataque cerebral que padecio en 1911 y que le paralizo la mano derecha aprendio a pintar con la izquierda Si bien siguio anclado en la impresion optica como metodo de creacion de sus obras cobro un creciente protagonismo la expresividad culminando en El Cristo rojo 1922 escena religiosa de notable angustia cercana a las visiones de Nolde 92 Christian Rohlfs de formacion academica se dedico principalmente al paisaje de estilo realista hasta que desemboco en el expresionismo casi a los cincuenta anos de edad El hecho determinante para el cambio pudo ser su contratacion en 1901 como profesor de la escuela museo Folkwang de Hagen donde pudo contactar con las mejores obras del arte moderno internacional Asi a partir de 1902 empezo a aplicar el color de forma mas sistematica a la manera puntillista con un colorido muy luminoso Recibio mas tarde la influencia de Van Gogh con paisajes de pincelada ritmica y pastosa en franjas onduladas sin profundidad Por ultimo tras una exposicion de Die Brucke en el Folkwang en 1907 probo nuevas tecnicas como la xilografia y el linoleo con acentuados contornos negros Su tematica era variada aunque centrada en temas biblicos y de la mitologia nordica 93 Wilhelm Morgner alumno de Georg Tappert pintor vinculado a la colonia de Worpswede cuyo paisajismo lirico le influyo en primer lugar evoluciono mas tarde a un estilo mas personal y expresivo influido por el cubismo orfico donde cobran importancia las lineas de color con pinceladas puntillistas que se yuxtaponen formando algo parecido a un tapiz Al acentuar el color y la linea abandono la profundidad en composiciones planas donde los objetos se situan en paralelo y las figuras suelen representarse de perfil Desde 1912 cobro importancia en su obra la tematica religiosa en composiciones casi abstractas con lineas simples trazadas con el color 94 El grupo de Viena Editar Pareja de mujeres 1915 de Egon Schiele Magyar Szepmuveszeti Muzeum Budapest En Austria los expresionistas recibieron la influencia del modernismo aleman Jugendstil y austriaco Sezession asi como de los simbolistas Gustav Klimt y Ferdinand Hodler El expresionismo austriaco destaco por la tension de la composicion grafica deformando la realidad de forma subjetiva con una tematica principalmente erotica representada por Schiele o psicologica representada por Kokoschka 95 En contraposicion al impresionismo y el arte academico decimononico preponderante en la Austria del cambio de siglo los jovenes artistas austriacos siguieron la estela de Klimt en busca de una mayor expresividad reflejando en sus obras una tematica existencial de gran trasfondo filosofico y psicologico centrado en la vida y la muerte la enfermedad y el dolor el sexo y el amor 96 Sus principales representantes fueron Egon Schiele Oskar Kokoschka Richard Gerstl Max Oppenheimer Albert Paris von Gutersloh y Herbert Boeckl ademas de Alfred Kubin miembro como se ha visto de Der Blaue Reiter Cabria destacar principalmente la obra de dos artistas Egon Schiele discipulo de Klimt su obra giro en torno a una tematica basada en la sexualidad la soledad y la incomunicacion con cierto aire de voyeurismo con obras muy explicitas por las que incluso estuvo preso acusado de pornografia Dedicado principalmente al dibujo otorgo un papel esencial a la linea con la que baso sus composiciones con figuras estilizadas inmersas en un espacio opresivo tenso Recreo una tipologia humana reiterativa con un canon alargado esquematico alejado del naturalismo con colores vivos exaltados destacando el caracter lineal el contorno 97 Oskar Kokoschka recibio la influencia de Van Gogh y del pasado clasico principalmente el barroco Rembrandt y la escuela veneciana Tintoretto Veronese Tambien estuvo ligado a la figura de Klimt asi como del arquitecto Adolf Loos Sin embargo creo su propio estilo personal visionario y atormentado en composiciones donde el espacio cobra gran protagonismo un espacio denso sinuoso donde se ven sumergidas las figuras que flotan en el inmersas en una corriente centrifuga que produce un movimiento espiral Su tematica solia ser el amor la sexualidad y la muerte dedicandose tambien a veces al retrato y el paisaje 98 Sus primeras obras tenian un estilo medieval y simbolista cercano a los Nabis o la epoca azul de Picasso Desde 1906 en que conocio la obra de Van Gogh se inicio en un tipo de retrato de corte psicologico que pretendia reflejar el desequilibrio emocional del retratado con supremacia de la linea sobre el color Sus obras mas puramente expresionistas destacan por las figuras retorcidas de expresion torturada y apasionamiento romantico como La esposa del viento 1914 Desde los anos 1920 se dedico mas al paisaje con un cierto aspecto barroco de pincelada mas ligera y colores mas brillantes 99 Escuela de Paris Editar Articulo principal Escuela de Paris arte Desnudo recostado 1919 de Amedeo Modigliani Museum of Modern Art Nueva York Se denomina Escuela de Paris a un grupo heterodoxo de artistas que trabajaron en Paris en el periodo de entreguerras 1905 1940 vinculados a diversos estilos artisticos como el postimpresionismo el expresionismo el cubismo y el surrealismo El termino engloba a una gran variedad de artistas tanto franceses como extranjeros que residian en la capital francesa en el intervalo entre las dos guerras mundiales En aquella epoca la ciudad del Sena era un fertil centro de creacion y difusion artistica tanto por su ambiente politico cultural y economico como por ser el origen de diversos movimientos de vanguardia como el fauvismo y el cubismo y lugar de residencia de grandes maestros como Picasso Braque Matisse Leger etc Tambien era un remarcable centro de coleccionismo y de galerias de arte La mayoria de artistas residia en los barrios de Montmartre y Montparnasse y se caracterizaba por su vida misera y bohemia 100 En la Escuela de Paris se dio una gran diversidad estilistica si bien la mayoria estuvieron vinculados en mayor o menor medida al expresionismo aunque interpretado de forma personal y heterodoxa artistas como Amedeo Modigliani Chaim Soutine Jules Pascin y Maurice Utrillo fueron conocidos como les maudits los malditos por su arte bohemio y torturado reflejo de un ambiente noctambulo miserable y desesperado En cambio Marc Chagall representa un expresionismo mas vitalista mas dinamico y colorista sintetizando su iconografia rusa natal con el colorido fauvista y el espacio cubista 101 Los miembros mas destacados de la escuela fueron Amedeo Modigliani se instalo en Montmartre en 1906 donde se reunia en El conejo agil con Picasso Max Jacob Apollinaire Soutine etc Influido por el simbolismo y el manierismo Pontormo Parmigianino se dedico principalmente al paisaje el retrato y el desnudo con figuras alargadas inspiradas en los maestros italianos del Cinquecento Hedonista buscaba la felicidad lo agradable por lo que no le interesaba la corriente destructiva nietzscheana del expresionismo aleman En sus obras remarcaba con fuerza el contorno de lineas fluidas herederas del arabesco modernista mientras que el espacio se formaba por yuxtaposicion de planos de color Sus retratos eran de gran introspeccion psicologica a lo que contribuia una cierta deformacion y la transmision de ese aire melancolico y desolado propio de su vision bohemia y angustiada de la vida Se dedico tambien a la escultura con influencia de Brancusi asi como manierista y africana con obras simetricas alargadas frontales cercanas a la escultura arcaica griega 102 Marc Chagall instalado en Paris en 1909 realizo obras de caracter onirico cercanas a un cierto surrealismo distorsionando la realidad a su capricho Empleaba una gama de color exaltada principal nexo de union con el expresionismo aleman aunque el no se consideraba expresionista en temas populares y religiosos con desproporcion y falta de interes por la jerarquizacion en la narracion de los hechos Influido por el fauvismo el cubismo y el futurismo sus escenas se encuentran en un espacio irreal ajeno a reglas de perspectiva o escala en un mundo donde evoca sus recuerdos infantiles y los temas populares rusos y judios mezclados con el mundo de los suenos la musica y la poesia Tomo de Delaunay la transparencia de planos y colores asi como la creacion de espacio a traves del color y la simultaneidad temporal mediante la yuxtaposicion de imagenes Entre 1914 y 1922 volvio a Rusia donde fue comisario cultural en la Escuela de Bellas Artes de Vitebsk De vuelta a Paris evoluciono hacia el surrealismo 103 Georges Rouault vinculado en principio al simbolismo fue discipulo de Gustave Moreau y al fauvismo su tematica de indole moral centrada en lo religioso y su colorido oscuro lo acercaron al expresionismo Sus obras mas emblematicas son las de desnudos femeninos que tienen un aire amargo y desagradable con figuras languidas y blanquecinas Odaliscas 1907 escenas circenses principalmente de payasos con aire caricaturesco remarcando notablemente los contornos Cabeza de un clown tragico 1904 y escenas religiosas con dibujo mas abstracto y colorido mas intenso La Pasion 1943 La obra de Rouault especialmente las obras religiosas tenia una fuerte carga de denuncia social de increpacion hacia los vicios y defectos de la sociedad burguesa incluso en una tematica como la circense enfatizaba su lado mas negativo y deprimente sin concesiones comicas o sentimentales con un aspecto sordido y cruel Sentia predileccion por el gouache y la acuarela con tonos oscuros y superficies salpicadas en capas superpuestas de pigmentos translucidos con un grafismo de lineas rotas que enfatizaba la expresividad de la composicion 104 Escena de cafe de Jules Pascin Museum of Fine Arts Boston Jules Pascin de origen bulgaro y ascendencia judia se instalo en Paris despues de breves estancias en Berlin Viena y Praga en 1914 se traslado a Estados Unidos volviendo a Paris en 1928 hasta su suicidio dos anos mas tarde Su obra expresaba el desarraigo y la alienacion del desterrado asi como las obsesiones sexuales que le marcaron desde su adolescencia En sus inicios mostro la influencia del fauvismo y el cubismo asi como de Toulouse Lautrec y Degas en los desnudos Tenia una delicada tecnica con una linea finamente sugerida y un color de tonos iridiscentes mostrando en sus desnudos un aire languido y evanescente 105 Chaim Soutine ruso de familia judia se instalo en Paris en 1911 Su personalidad violenta y autodestructiva le provocaba una relacion apasionada con su obra llevandole muchas veces a romper sus cuadros y reflejandose en una pincelada fuerte e incontrolada y una tematica angustiosa y desolada como en su Buey en canal 1925 inspirado en el Buey desollado de Rembrandt Pintor impulsivo y espontaneo tenia una necesidad irrefrenable de plasmar inmediatamente en el lienzo su emotividad interior motivo por el que sus obras carecen de cualquier preparacion previa Influido por Rembrandt El Greco y Tintoretto su colorido es intenso expresando con la direccion de las pinceladas los sentimientos del artista Asimismo es evidente la huella de Van Gogh en la impulsividad del gesto pictorico sobre todo en sus paisajes 106 Maurice Utrillo artista bohemio y torturado su actividad artistica fue paralela a su adiccion al alcohol De obra autodidacta y con cierto aspecto naif se dedico principalmente al paisaje urbano retratando de forma magistral el ambiente popular del barrio de Montmartre enfatizando su aspecto de soledad y opresion reflejado con una tecnica depurada y lineal de cierta herencia impresionista 107 Otros artistas que desarrollaron su obra en el seno de la Escuela de Paris fueron Lasar Segall Emmanuel Mane Katz Pinchus Kremegne Moise Kisling Michel Kikoine y el japones Tsuguharu Foujita Otros paises Editar Fertilidad de Frits Van den Berghe Kunstmuseum aan Zee Oostende Argentina uno de los mas importantes representantes del expresionismo argentino fue Enrique Sobisch excepcional pintor de relieve internacional Su pintura fue influida por Marc Chagall a quien dedico una muestra homenaje de mas de 100 cuadros en 1978 en Buenos Aires que el eximio pintor ruso agradecio personalmente En 1979 Sobisch se radico en Madrid donde murio en 1989 Belgica el expresionismo belga fue heredero del simbolismo primitivista acusando igualmente una fuerte influencia del pintor renacentista flamenco Pieter Brueghel el Viejo asi como la de James Ensor maestro de los expresionistas belgas El primer grupo surgio en 1914 en la colonia de artistas de Sint Martens Latem integrado por Albert Servaes Gustave Van de Woestijne Gustave De Smet Frits Van den Berghe y Constant Permeke Sin embargo la guerra disperso el grupo Permeke se refugio en Gran Bretana y De Smet y Van den Berghe en Paises Bajos Fuera de su ambiente recibieron numerosas influencias principalmente del cubismo y el arte africano Pasada la guerra el expresionismo belga revivio con notable fuerza sobre todo en torno a la revista Selection y a la galeria del mismo nombre en Bruselas Las influencias del momento fueron la del cubismo y de la Escuela de Paris plasmadas en un cierto aire monumental y un enfoque social tendente al ruralismo con escenas costumbristas inspiradas en los clasicos flamencos El movimiento perduro practicamente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial si bien con un continuo declive desde 1930 108 Brasil en este pais tenemos la presencia de Candido Portinari pintor de renombre universal De familia pobre estudio en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Rio de Janeiro En 1929 viajo a Europa estableciendose en Paris despues de recorrer Espana Italia e Inglaterra para volver en 1931 Con influencia de Picasso en su obra expreso el mundo de los pobres y desfavorecidos de los obreros y los agricultores Otro nombre a destacar seria el de Anita Malfatti considerada la introductora de las vanguardias europeas y norteamericanas en Brasil En 1910 viajo a Berlin donde estudio con Lovis Corinth Su obra se caracterizo por los colores violentos en retratos desnudos paisajes y escenas populares Desde 1925 abandono el expresionismo y comenzo una carrera mas convencional 109 Hipnotizador 1912 de Bohumil Kubista Galerie vytvarnych umeni Ostrava Checoslovaquia pais surgido tras la Primera Guerra Mundial con la desmembracion del Imperio austrohungaro las vanguardias llegaron con algo de retraso lo que se tradujo en una cierta mixtificacion de estilos produciendose un expresionismo fuertemente mezclado con el cubismo Sus principales representantes fueron Bohumil Kubista Emil Filla y Antonin Prochazka La obra de Filla es una profunda reflexion sobre la guerra quedo fuertemente marcado por su experiencia en el campo de concentracion de Buchenwald con una gran influencia de la pintura neerlandesa del siglo XVII Prochazka expreso la belleza y la poesia de los objetos mundanos que trataba de trascender extrayendo de ellos una vision idealizada pero muy descriptiva empleando a menudo la tecnica de la encaustica Kubista influido por Van Gogh y Cezanne fue miembro temporalmente de Die Brucke De formacion autodidacta e interesado por la filosofia y la optica estudio los colores y la construccion geometrica de la pintura Su obra evoluciono desde 1911 a un estilo mas influido por el cubismo 110 Colombia en este pais destaco Alejandro Obregon gracias a cuya obra el expresionismo figurativo adquirio gran auge en el pais a partir de los anos 1950 Muchos de sus trabajos se caracterizaron por contener una fuerte critica social y politica En sus pinturas tambien destaca su fascinacion por la naturaleza colombiana siendo el condor uno de sus simbolos mas recurrentes Ecuador cabe remarcar la obra de Oswaldo Guayasamin Estudio en la Escuela de Bellas Artes de Quito Entre 1942 y 1943 viajo por Estados Unidos y Mexico donde fue ayudante de Orozco Un ano despues viajo por diversos paises de America Latina entre ellos Peru Brasil Chile Argentina y Uruguay encontrando en todos ellos una sociedad indigena oprimida tematica que desde entonces aparecio siempre en sus obras En sus pinturas posteriores figurativas trato temas sociales simplificando las formas Su obra reflejo el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad denunciando la violencia que le ha tocado vivir al ser humano en el siglo XX marcado por las guerras mundiales los genocidios los campos de concentracion las dictaduras las torturas etc Tiene murales en Quito Madrid Aeropuerto de Madrid Barajas Paris Sede de la UNESCO etc Espana en este pais como en la mayoria de paises mediterraneos el expresionismo tuvo relativo exito ya que su vision intimista espiritual y existencialista del ser humano tiene un componente mas marcadamente nordico Sin embargo fue practicado por diversos artistas aislados destacando la figura de Jose Gutierrez Solana su pintura reflejo una vision subjetiva pesimista y degradada de Espana similar a la de la Generacion del 98 Aparte de la influencia que en el ejercieron los pintores del tenebrismo barroco en especial Juan de Valdes Leal tanto por su tematica lugubre y desenganada como por las composiciones de acusado claroscuro es patente la influencia de las Pinturas negras de Francisco de Goya o del romantico Eugenio Lucas Su pintura destaco la miseria de una Espana sordida y grotesca mediante el uso de una pincelada densa y de trazo grueso en la conformacion de sus figuras Otros artistas enmarcados en mayor o menor medida en el expresionismo fueron Ignacio Zuloaga Rafael Zabaleta Eugenio Hermoso Benjamin Palencia y Jose Maria Lopez Mezquita asi como la obra tardia del pintor modernista catalan Isidre Nonell Algunos expertos tambien observan cierto expresionismo en el Guernica de Picasso 111 Estados Unidos destaco Edward Hopper miembro de la Escuela Ashcan caracterizada por sus representaciones de tematica social en las grandes ciudades especialmente Nueva York Su pintura se caracterizo por un peculiar y rebuscado juego entre luces y sombras por la descripcion de los interiores y por la representacion de la soledad que conlleva un aspecto de incomunicacion Otro nombre a remarcar seria el de Max Weber pintor de origen ruso que estudio en el Pratt Institute de Brooklyn y en Paris 1905 1908 donde recibio la influencia de Cezanne Sus primeras obras fueron de signo cubista y expresionista Restaurante chino 1915 Museo Whitney de Arte Americano Nueva York evolucionando desde 1917 hacia la abstraccion destacando por el colorido brillante las distorsiones violentas y un fuerte tono emocional Es de destacar que Estados Unidos acogio numerosos artistas expresionistas que emigraron a causa del nazismo por lo que este movimiento cobro aqui un gran auge ejerciendo una poderosa influencia entre los jovenes artistas lo que se vio reflejado en el surgimiento del expresionismo abstracto norteamericano Finlandia destaca la obra de Akseli Gallen Kallela pintor adscrito por un tiempo al grupo Die Brucke Sus primeras pinturas habian estado impregnadas de romanticismo pero tras la muerte de su hija realizo trabajos mas agresivos tales como la Defensa del Sampo La venganza de Joujahainen o La madre de Lemminkainen Su obra se centro en el folklore finlandes con un sentido reivindicativo de su cultura frente a la injerencia rusa Otro importante exponente fue Tyko Sallinen estudio arte en Helsinki residiendo en Paris entre 1909 y 1914 donde recibio la influencia del fauvismo Su tematica se centro en el paisaje carelio y la vida rural con colores brillantes de trazo fuerte Fue miembro del Novembergruppe 112 Francia posteriormente a la Escuela de Paris se desarrollo en Francia entre 1920 y 1930 un expresionismo frances centrado en la obra de tres artistas Marcel Gromaire Edouard Goerg y Amedee de La Patelliere Este grupo se vio influido por el cubismo desarrollando un estilo mas sobrio y contenido que el expresionismo aleman con multiples puntos de contacto con la escuela flamenca Tambien cabe destacar la figura individual de Gen Paul pintor autodidacta influido por Van Gogh y Cezanne asi como por Velazquez Goya y El Greco Sus obras se caracterizaron por las pinceladas gestuales composiciones atrevidas perspectivas forzadas uso de diagonales y zigzags y areas planas de color A diferencia de otros expresionistas de la epoca como Soutine y Rouault sus obras estan llenas de optimismo impulsado por su pasion por la vida y su deseo de superar su discapacidad fue herido durante la guerra Debido al dinamismo y el movimiento inherente en sus pinturas algunos criticos consideran a Gen Paul un precursor del expresionismo abstracto 113 Cedro solitario 1907 de Tivadar Kosztka Csontvary Csontvary Museum Pecs Hungria pais igualmente surgido tras la Primera Guerra Mundial destaca la figura de Tivadar Kosztka Csontvary Farmaceutico de profesion a los veintisiete anos se inicio en la pintura tras una vision mistica que le revelo que seria un gran pintor Desde 1890 realizo un largo viaje por el Mediterraneo Dalmacia Italia y Grecia el norte de Africa y el Oriente Medio Libano Palestina Egipto y Siria Aunque su arte empezo a ser reconocido su caracter solitario su progresiva esquizofrenia y sus delirios religiosos le llevaron a alejarse de la sociedad Pinto mas de un centenar de imagenes destacando su emblematico Cedro solitario 1907 Su arte conecto con el postimpresionismo y el expresionismo aunque fue un autodidacta y su estilo es dificilmente clasificable Aun asi ha pasado a la Historia como uno de los mas importantes pintores hungaros Italia pais igualmente mediterraneo el expresionismo no tuvo excesiva implantacion si bien se dio en la obra de determinados artistas individuales generalmente influido por el futurismo estilo predominante en la Italia de principios de siglo Lorenzo Viani de filiacion anarquista retrato en su obra la vida de la gente humilde los pobres los desheredados con un lenguaje antiacademico tosco violento reflejando un mundo de rebelion y sufrimiento Ottone Rosai paso por una etapa futurista para desembocar en el expresionismo reflejando en su obra motivos populares florentinos con personajes tristes melancolicos encerrados en si mismos Mario Sironi tambien evoluciono desde el futurismo para reflejar desde 1920 un expresionismo centrado en el paisaje urbano en escenas de ciudades industriales que absorben al individuo reflejado por figuras solitarias de obreros inmersos en los escenarios de grandes fabricas y barrios industriales cruzados por trenes camiones y tranvias Scipione seudonimo de Gino Bonichi creo escenas fantasticas de corte romantico con influencia de Van Gogh y El Greco con una pincelada nerviosa fluidos arabescos y perspectivas abruptas 114 Mexico en este pais el expresionismo estuvo estrechamente ligado a la revolucion destacando el aspecto social de la obra generalmente en formatos de gran tamano como el mural Asimismo tuvo gran importancia la tematica folklorica e indigenista El muralismo fue un estilo de vocacion socio politica que enfatizaba el contenido reivindicativo de su tematica centrada en las clases pobres y desfavorecidas con formatos monumentales de gran expresividad trabajando sobre una superficie de hormigon o sobre la fachada de un edificio Sus maximos exponentes fueron Jose Clemente Orozco Diego Rivera David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo El expresionismo tambien influyo en la obra personal e inclasificable de Frida Kahlo 109 Paises Bajos en este pais la pintura expresionista no se desarrollo tanto como la arquitectura representada por la notable Escuela de Amsterdam y fue un movimiento heterogeneo que acuso diversas influencias si bien la principal fue la de Van Gogh En Bergen surgio una escuela formada por Jan Sluyters Leo Gestel y Charley Toorop que enseguida se oriento hacia la Nueva Objetividad alemana En 1918 se creo en Groninga el grupo De Ploeg La Carreta formado por Jan Wiegers y Hendrik Nicolaas Werkman cercanos a Die Brucke pero con tendencia a la abstraccion Otros artistas a destacar fueron Herman Kruyder cercano a Der Blaue Reiter y los artistas flamencos y Hendrik Chabot con un estilo similar a Permeke Por ultimo cabe destacar a Kees Van Dongen miembro ocasional de Die Brucke pintor proveniente del fauvismo especializado en desnudos y retratos femeninos 115 Kiki de Montparnasse 1920 de Gustaw Gwozdecki Polonia destaca la figura de Henryk Gotlib pintor profundamente influido por Rembrandt Vivio en Paris de 1923 a 1929 participando en las exposiciones del Salon de Otono y el Salon de los Independientes Entre 1933 y 1938 realizo estancias en Italia Grecia y Espana estableciendose definitivamente en Londres al inicio de la Segunda Guerra Mundial Pertenecio al grupo vanguardista polaco Formisci que se oponia al arte academico y naturalista con un estilo donde destacaba la deformacion de la naturaleza la subordinacion de las formas la abolicion de un unico punto de vista y un colorido crudo Otro miembro de Formisci fue Gustaw Gwozdecki que tambien vivio en Paris 1903 1916 y Nueva York excelente retratista que practico la pintura al oleo el dibujo el gouache y el grabado 116 Suecia su principal representante fue la pintora Sigrid Hjerten Estudio artesania y diseno en Estocolmo graduandose como profesora de dibujo Paso un tiempo en Paris recibiendo la influencia de Matisse y Cezanne lo que se demuestra en la utilizacion del color en contraste con unos contornos muy simplificados esforzandose por encontrar las formas y los colores que puedan transmitir sus emociones En 1912 realizo su primera exposicion en Estocolmo participando desde entonces en numerosas exposiciones tanto en Suecia como en el extranjero En su obra describio el papel que desempenaba como artista mujer y madre diferentes identidades en mundos diferentes Entre 1920 y 1932 residio en Paris comenzando a manifestarse su dolencia esquizofrenica lo que se denoto en su obra con colores mas oscuros y composiciones tensas reflejando su sentimiento de angustia y abandono De vuelta a su pais desde 1938 vivio hospitalizada Suiza en este pais el expresionismo acuso la influencia de Hodler y Bocklin dos destacados artistas de la generacion anterior El expresionismo llego a Suiza con algo de retraso frente a su vecina Alemania en 1912 se realizo una exposicion en Zurich con obras de Paul Klee Der Blaue Reiter Matisse y el grupo Der Moderne Bund fundado en 1910 en Lucerna por Hans Arp Walter Helbig y Oskar Luthy Durante la Primera Guerra Mundial muchos artistas se establecieron en Suiza ayudando a la difusion del expresionismo Se crearon asi diversos grupos de artistas como Rot Blau Rojo Azul fundado en 1925 por Hermann Scherer Albert Muller Paul Camenisch y Werner Neuhaus Der Schritt Weiter El paso falso fundado en Berna en 1931 Gruppe 33 surgido en Basilea en 1933 y Dreigestirn Triada formado por Fritz Eduard Pauli Ignaz Epper y Johann Robert Schurch 117 El principal representante del expresionismo suizo fue Paul Klee miembro destacado de Der Blaue Reiter junto a Cuno Amiet que fue miembro de Die Brucke Amiet provenia del simbolismo cuyo espiritu mantuvo incluso durante su etapa expresionista en su obra es palpable un sentimiento vitalista de aire bucolico con un cromatismo reducido propenso a veces a la monocromia 118 Uruguay el mayor exponente del expresionismo fue Jose Cuneo Perinetti plastico influido por Chaim Soutine especialmente en su epoca posterior a 1930 ya de regreso de Europa 119 Literatura Editar Numero de Die Aktion de 1914 con un retrato de Charles Peguy por Egon Schiele La literatura expresionista se desarrollo en tres fases principales De 1910 a 1914 De 1914 a 1918 coincidiendo con la I Guerra Mundial De 1918 a 1925 Aparecen como temas destacados al igual que en la pintura la guerra la urbe el miedo la locura el amor el delirio la naturaleza la perdida de la identidad individual y como senala Guillermo de Torre el conflicto generacional entre otros Ningun otro movimiento hasta la fecha habia apostado de igual manera por la deformidad la enfermedad y la locura como el motivo de sus obras Los escritores expresionistas criticaron la sociedad burguesa de su epoca el militarismo del gobierno del kaiser la alienacion del individuo en la era industrial y la represion familiar moral y religiosa por lo que se sentian vacios solos hastiados en una profunda crisis existencial El escritor presenta la realidad deformada por su punto de vista interior expresando sentimientos y emociones subjetivas y humanas mas que impresiones sensitivas y objetivas deshumanizadas Ya no se imita la realidad no se analizan causas ni hechos sino que el autor busca la esencia de las cosas mostrando su particular vision Asi no les importa deformar la realidad mostrando su aspecto mas terrible y descarnado adentrandose en tematicas hasta entonces prohibidas como la sexualidad la enfermedad y la muerte o enfatizando aspectos como lo siniestro lo macabro lo grotesco Formalmente recurren a un tono epico exaltado patetico renunciando a la gramatica y a las relaciones sintacticas logicas con un lenguaje preciso crudo concentrado Buscan la significacion interna del mundo abstrayendolo en una especie de romanticismo tragico que va desde el misticismo socializante de Franz Werfel hasta el absurdo existencial de Franz Kafka El mundo visible es una prision que impide alcanzar la esencia de las cosas hay que superar las barreras del tiempo y del espacio en busca de la realidad mas expresiva 120 Los principales precursores de la literatura expresionista fueron los dramaturgos Georg Buchner Frank Wedekind y el sueco August Strindberg Buchner fue uno de los principales renovadores del drama moderno con obras como La muerte de Danton Dantons Tod 1835 y Woyzeck 1836 que destacan por la introspeccion psicologica de los personajes la reivindicacion social de las clases desfavorecidas y un lenguaje entre culto y coloquial mezclando aspectos comicos tragicos y satiricos Wedekind evoluciono desde el naturalismo hacia un tipo de obra de tono expresionista por su critica a la burguesia la rapidez de la accion los reducidos dialogos y los efectos escenicos en obras como El despertar de la primavera Fruhlings Erwachen 1891 El espiritu de la tierra Erdgeist 1895 y La caja de Pandora Die Buchse der Pandora 1902 Strindberg inauguro con Camino de Damasco Till Damaskus 1898 la tecnica estacional seguida por el drama expresionista consistente en mostrar la accion por estaciones periodos que determinan la vida de los personajes en un sentido circular ya que sus personajes intentan resolver sus problemas sin lograrlo 121 El expresionismo fue difundido por revistas como Der Sturm y Die Aktion asi como por el circulo literario Der Neue Club fundado en 1909 por Kurt Hiller y Erwin Loewenson reuniendose en el Neopathetisches Cabaret de Berlin donde se realizaban lecturas de poesia y se impartian conferencias Mas tarde Hiller por desavenencias con Loewenson fundo el cabaret literario GNU 1911 que desempeno el papel de plataforma para difundir la obra de jovenes escritores Der Sturm aparecio en Berlin en 1910 editada por Herwarth Walden siendo centro difusor del arte la literatura y la musica expresionistas contando tambien con una editorial una libreria y una galeria artistica Die Aktion fue fundada en 1911 en Berlin por Franz Pfemfert con una linea mas comprometida politicamente siendo un organo de la izquierda alemana Otras revistas expresionistas fueron Der Brenner 1910 1954 Die weissen Blatter 1913 1920 y Das junge Deutschland 1918 1920 122 La Primera Guerra Mundial supuso una fuerte conmocion para la literatura expresionista mientras algunos autores consideraron la guerra como una fuerza arrasadora y renovadora que acabaria con la sociedad burguesa para otros el conflicto cobro tintes negativos plasmando en su obra los horrores de la guerra En la posguerra y en paralelo al movimiento de la Nueva Objetividad la literatura adquirio mayor compromiso social y de denuncia de la sociedad burguesa y militarista que llevo a Alemania al desastre de la guerra Las obras literarias de esta epoca adquirieron un aire documental de reportaje social perceptible en obras como La montana magica 1924 de Thomas Mann y Berlin Alexanderplatz 1929 de Alfred Doblin 123 Narrativa Editar Franz Kafka La narrativa expresionista supuso una profunda renovacion respecto a la prosa tradicional tanto tematica como estilisticamente suponiendo una aportacion imprescindible al desarrollo de la novela moderna tanto alemana como europea Los autores expresionistas buscaban una nueva forma de captar la realidad la evolucion social y cultural de la era industrial Por ello se opusieron al encadenamiento argumental a la sucesion espacio tiempo y la relacion causa efecto propios de la literatura realista de raiz positivista En cambio introdujeron la simultaneidad rompiendo la sucesion cronologica y rechazado la logica discursiva con un estilo que muestra pero no explica donde el propio autor es solo un observador de la accion donde los personajes evolucionan de forma autonoma En la prosa expresionista destaco la realidad interior sobre la exterior la vision del protagonista su analisis psicologico y existencial donde los personajes se plantean su situacion en el mundo su identidad con un sentimiento de alienacion que les provoca conductas desordenadas psicoticas violentas irreflexivas sin logica ni coherencia Esta vision se plasmo en un lenguaje dinamico conciso eliptico simultaneo concentrado sintacticamente deformado 124 Existieron dos corrientes fundamentales en la prosa expresionista una reflexiva y experimental abstracta y subjetivizadora representada por Carl Einstein Gottfried Benn y Albert Ehrenstein y otra naturalista y objetivizadora desarrollada por Alfred Doblin Georg Heym y Kasimir Edschmid Figura aparte la obra personal y dificilmente clasificable de Franz Kafka que expreso en su obra lo absurdo de la existencia en novelas como La metamorfosis Die Verwandlung 1915 El proceso Der Prozess 1925 El castillo Das Schloss 1926 y El desaparecido Der Verschollene 1927 Kafka mostro mediante parabolas la soledad y alienacion del hombre moderno su desorientacion en la sociedad urbana e industrial su inseguridad y desesperacion su impotencia frente a poderes desconocidos que rigen su destino Su estilo es ilogico discontinuo laberintico con vacios que el lector debe rellenar 125 En Espana el expresionismo tuvo brotes individuales muy importantes aunque no se constituyera en forma de grupos concretos o manifiestos Son dos autores sobre todo Jose Gutierrez Solana La Espana negra tambien pintor y Ramon Maria del Valle Inclan por su novela de dictadores Tirano Banderas o la trilogia El ruedo iberico Derivaciones ulteriores de este expresionismo mezcladas con un cierto naturalismo se encuentran luego en la posguerra en el movimiento denominado tremendismo a partir de una de las obras maestras de Camilo Jose Cela La familia de Pascual Duarte 1942 Poesia Editar Retrato de Rilke 1906 de Paula Modersohn Becker Sammlung Ludwig Roselius Bremen La lirica expresionista se desarrollo notablemente en los anos previos a la contienda mundial con una tematica amplia y variada centrada sobre todo en la realidad urbana pero renovadora respecto a la poesia tradicional asumiendo una estetica de lo feo lo perverso lo deforme lo grotesco lo apocaliptico lo desolado como nueva forma de expresion del lenguaje expresionista Los nuevos temas tratados por los poetas alemanes son la vida en la gran ciudad la soledad y la incomunicacion la locura la alienacion la angustia el vacio existencial la enfermedad y la muerte el sexo y la premonicion de la guerra Varios de estos autores conscientes de la decadencia de la sociedad y su necesidad de renovacion utilizaron un lenguaje profetico idealista utopico un cierto mesianismo que propugnaba otorgar un nuevo sentido a la vida una regeneracion del ser humano una mayor fraternidad universal Estilisticamente el lenguaje expresionista es conciso penetrante desnudo con un tono patetico y desolado anteponiendo la expresividad a la comunicacion sin reglas linguisticas ni sintacticas Buscan lo esencial del lenguaje liberar la palabra acentuando la fuerza ritmica del lenguaje mediante la deformacion linguistica la sustantivacion de verbos y adjetivos y la introduccion de neologismos Sin embargo mantienen la metrica y la rima tradicionales siendo el soneto uno de sus principales medios de composicion aunque tambien recurren al ritmo libre y la estrofa polimetrica Otro efecto del dinamico lenguaje expresionista fue el simultaneismo la percepcion del espacio y el tiempo como algo subjetivo heterogeneo atomizado inconexo una presentacion simultanea de imagenes y acontecimientos Los principales poetas expresionistas fueron Franz Werfel Georg Trakl Gottfried Benn Johannes R Becher Else Lasker Schuler En el frente cayeron ademas Georg Heym Ernst Stadler y August Stramm Guillermo de Torre cita ademas a Alfred Wolfenstein y Wilhelm Klemm Con poca obra porque murieron en batalla frisando la veintena estan tambien Kurd Adler Walter Ferl Georg Hecht Hugo Hinz Hans Leybold y Alfred Lichtenstein Asimismo el expresionismo ejercio una gran influencia en la obra de Rainer Maria Rilke 126 Teatro Editar Bertolt Brecht El drama expresionista se opuso a la representacion fidedigna de la realidad propia del naturalismo renunciando a la imitacion del mundo exterior y pretendiendo reflejar la esencia de las cosas a traves de una vision subjetiva e idealizada del ser humano Los dramaturgos expresionistas pretendian hacer del teatro un mediador entre la filosofia y la vida transmitir nuevos ideales renovar la sociedad moral e ideologicamente Para ello realizaron una profunda renovacion de los recursos dramaticos y escenicos siguiendo el modelo estacional de Strindberg y perdiendo el concepto de espacio y tiempo enfatizando en cambio la evolucion psicologica del personaje que mas que individuo es un simbolo la encarnacion de los ideales de liberacion y superacion del nuevo hombre que transformara la sociedad Son personajes tipificados sin personalidad propia que encarnan determinados roles sociales nombrados por su funcion padres madres obreros soldados mendigos jardineros comerciantes etc El teatro expresionista puso enfasis en la libertad individual en la expresion subjetiva el irracionalismo y la tematica prohibida Su puesta en escena buscaba una atmosfera de introspeccion de investigacion psicologica de la realidad Utilizaban un lenguaje conciso sobrio exaltado patetico dinamico con tendencia al monologo forma idonea de mostrar el interior del personaje Tambien cobro importancia la gesticulacion la mimica los silencios los balbuceos las exclamaciones que cumplian igualmente una funcion simbolica Igual simbolismo adquirio la escenografia otorgando especial relevancia a la luz y el color y recurriendo a la musica e incluso a proyecciones cinematograficas para potenciar la obra 127 El teatro fue un medio idoneo para la plasmacion emocional del expresionismo pues su caracter multiartistico que combinaba la palabra con la imagen y la accion era ideal para los artistas expresionistas fuese cual fuese su especialidad Asi ademas del teatro en aquella epoca proliferaron los cabarets que unian representacion teatral y musica como en Die Fledermaus El Murcielago en Viena Die Brille Las Gafas en Berlin y Die elf Scharfrichter Los Once Verdugos en Munich En el teatro expresionista predomino la tematica sexual y psicoanalitica quiza por influencia de Freud cuya obra La interpretacion de los suenos aparecio en 1900 Asimismo los protagonistas solian ser seres angustiados solitarios torturados aislados del mundo y despojados de todo tipo de convencionalismo y apariencia social El sexo representaba violencia y frustracion la vida sufrimiento y angustia 128 Para Guillermo de Torre los principales dramaturgos expresionistas fueron en Alemania Georg Kaiser Carl Sternheim y Ernst Toller a los que cabria anadir a Fritz von Unruh Reinhard Sorge Walter Hasenclever Ernst Barlach Hugo von Hofmannsthal y la primera parte de la trilogia Jugend Zweier Kriege Juventud de dos guerras de Ferdinand Bruckner Cabe remarcar tambien la figura del productor y director teatral Max Reinhardt director del Deutsches Theater que destaco por las innovaciones tecnicas y esteticas que aplico a la escenografia expresionista experimento con la iluminacion creando juegos de luces y sombras concentrando la iluminacion en un sitio o personaje para captar la atencion del espectador o haciendo variar la intensidad de las luces que se entrecruzan o se oponen Su estetica teatral fue adaptada posteriormente al cine siendo uno de los rasgos distintivos del cine expresionista aleman Por ultimo cabria senalar que en el expresionismo se formaron dos figuras de gran relevancia en el teatro moderno internacional el director Erwin Piscator creador de una nueva forma de hacer teatro que denomino teatro politico experimentando una forma de espectaculo didactico que aplico mas tarde el postexpresionista Bertolt Brecht en el Berliner Ensemble En 1927 creo su propio teatro Piscatorbuhne en el que aplico los principios ideologicos y escenicos de este teatro politico Bertolt Brecht por el contrario tras una primera efimera etapa de expresionismo puro con su opera de cuatro ochavos evoluciono rapidamente a su propia formula teatral postexpresionista que llamo teatro epico por contraposicion al teatro dramatico Con el rompia con la tradicion del naturalismo y el neorromanticismo transformando radicalmente tanto el sentido del texto literario como la forma de ser presentado el espectaculo e intentando que el publico dejase de ser un simple espectador receptor para desarrollar un papel activo distanciandose criticamente de la obra para romper su alienacion burguesa Entre sus obras mas famosas estan El circulo de tiza caucasiano 1938 Vida de Galileo 1938 El alma buena de Szechwan 1940 Los fusiles de la senora Carrar 1940 El resistible ascenso de Arturo Ui 1941 El senor Puntila y su criado Matti 1941 Terror y miseria del Tercer Reich 1945 y Madre Coraje y sus hijos 1949 En Espana pueden considerarse expresionista una parte del teatro el correspondiente a la formula teatral del esperpento de Ramon Maria del Valle Inclan en especial Luces de Bohemia y la trilogia Martes de Carnaval No menos expresionista es la obra teatral poco conocida de otro miembro de la Generacion del 98 Jose Martinez Ruiz Azorin en concreto su trilogia Lo invisible formada por La aranita en el espejo El segador y Doctor Death de 3 a 5 Musica EditarArticulo principal Expresionismo musical Arnold Schonberg El expresionismo otorgo mucha importancia a la musica ligada estrechamente al arte sobre todo en el grupo Der Blaue Reiter para estos artistas el arte es comunicacion entre individuos por medio del alma sin necesidad de un elemento externo El artista ha de ser creador de signos sin la mediacion de un lenguaje La musica expresionista siguiendo el espiritu de las vanguardias pretendia desligar la musica de los fenomenos objetivos externos siendo instrumento unicamente de la actividad creadora del compositor y reflejando principalmente su estado animico fuera de toda regla y toda convencion tendiendo a la esquematizacion y a las construcciones lineales en paralelo a la geometrizacion de las vanguardias pictoricas del momento 129 La musica expresionista busco la creacion de un nuevo lenguaje musical liberando la musica sin tonalidad dejando que las notas fluyan libremente sin intervencion del compositor En la musica clasica la armonia estaba basada en la cadencia tonica subdominante dominante tonica sin que dentro de una tonalidad se diesen notas extranas a la escala Sin embargo desde Wagner la sonoridad cobro mayor relevancia respecto a la armonia ganando importancia las doce notas de la escala Asi Arnold Schonberg creo el dodecafonismo sistema basado en los doce tonos de la escala cromatica las siete notas de la escala tradicional mas los cinco semitonos que se utilizan en cualquier orden pero en series sin repetir una nota antes de haber sonado las otras Asi se evita la polarizacion la atraccion a centros tonales La serie dodecafonica es una estructura imaginaria sin tema ni ritmo Cada serie tiene 48 combinaciones por inversion retrogradacion o inversion de la retrogradacion y comenzando por cada nota lo que produce una serie casi infinita de combinaciones Se podria decir que la destruccion de la jerarquia en la escala musical es equivalente en pintura a la eliminacion de la perspectiva espacial renacentista efectuada igualmente por las vanguardias pictoricas Al dodecafonismo siguio el ultracromatismo que amplio la escala musical a grados inferiores al semitono cuartos o sextos de tono como en la obra de Alois Haba y Ferruccio Busoni 130 Entre los musicos expresionistas destacaron especialmente Arnold Schonberg Alban Berg y Anton von Webern trio que formo la llamada Segunda Escuela de Viena Arnold Schonberg se formo cuando en Viena habia un caluroso debate entre wagnerianos y brahmsianos decantandose rapidamente por nuevas formas de expresion renovadoras del lenguaje musical Sus primeras obras fueron un fracaso de publico como el poema sinfonico Pelleas und Melisande 1903 sobre el texto de Maeterlinck si bien acrecentaron su fama entre los jovenes musicos mas afines a la vanguardia Con la Kammersymphonie 1906 y los Lieder 1909 sobre textos de Stefan George empezo a acercarse al que seria su lenguaje definitivo marcado por la atonalidad la asimetria ritmica y la disolucion timbrica que desembocaran en el dodecafonismo Consiguio sus primeros exitos con los Gurrelieder 1911 y Pierrot Lunaire 1912 a los que siguio una pausa debida a la guerra Mas adelante su obra resurgio con una composicion ya totalmente dodecafonica Quinteto para instrumentos de viento 1924 Tercer cuarteto para cuerda 1927 Variaciones 1926 1928 etc 131 Anton von Webern circunscrito a obras de pequeno calibre no tuvo mucho reconocimiento en vida si bien su obra fue profundamente vanguardista e innovadora Mas mistico y delicuescente que Schonberg Webern fue un musico dodecafonico profundo asi como Schonberg no serializaba los ritmos solo la altura de los sonidos en cambio Webern si destacando las areas estructurales con una musica desnuda eterea atemporal asi como Schonberg tenia una estructura clasica bajo el sistema dodecafonico Webern creo una musica totalmente nueva sin referencias al pasado Webern rompio la melodia cada nota la hacia un instrumento diferente en una especie de puntillismo musical en un intento de serializacion timbrica destacando el espacio antes que el tiempo Entre sus obras destacan Bagatelas 1913 Trio para cuerdas 1927 La luz de los ojos 1935 y Variaciones para piano 1936 132 Alban Berg alumno de Schonberg entre 1904 y 1910 tenia sin embargo un concepto mas amplio complejo y articulado de la forma y el timbre musical que su maestro En sus inicios estuvo influido por Schumann Wagner y Brahms conservando siempre su obra un marcado tono romantico y dramatico Berg uso el dodecafonismo de forma libre alterando las ortodoxas reglas que puso inicialmente Schonberg dandole un particular color tonal Entre sus obras destacan las operas Wozzeck 1925 y Lulu 1935 ademas de Suite lirica para cuarteto de cuerda 1926 y Concierto para violin y orquesta A la memoria de un angel 1935 133 Con la Nueva Objetividad y su vision mas realista y social del arte surgio el concepto de Gebrauchsmusik musica utilitaria basada en el concepto de consumo de masas para elaborar obras de sencilla construccion y accesibles a todo el mundo Eran obras de marcado caracter popular influidas por el cabaret y el jazz como el Ballet triadico Triadisches Ballet 1922 de Oskar Schlemmer que conjugaba teatro musica escenografia y coreografia Uno de sus maximos exponentes fue Paul Hindemith uno de los primeros compositores en crear bandas sonoras para cine asi como pequenas piezas para aficionados y colegiales y obras comicas como Novedades del dia Neues vom Tage 1929 Otro exponente fue Kurt Weill colaborador de Brecht en diversas obras como La opera de tres centavos Die Dreigroschenoper 1928 donde la musica popular de aire cabaretero y ritmos bailables contribuye a distanciar la musica del drama y romper la ilusion escenica acentuando su caracter de ficcion 134 opera Editar Programa de mano de la opera Jonny spielt auf de Ernst Krenek La opera expresionista se desarrollo en paralelo a las nuevas vias de investigacion llevadas a cabo por la musica atonal ideada por Schonberg El espiritu renovador del cambio de siglo que llevo a todas las artes a una ruptura con el pasado y a buscar un nuevo impulso creador condujo a este compositor austriaco a crear un sistema donde todas las notas tienen el mismo valor y la armonia es sustituida por la progresion de tonos Schonberg compuso dos operas en ese contexto Moses und Aron compuesta desde 1926 e inacabada y De hoy a manana Von Heute auf Morgen 1930 Pero sin duda la gran opera del atonalismo fue Wozzeck 1925 de Alban Berg basada en la obra teatral de Georg Buchner opera romantica en cuanto a tematica pero de compleja estructura musical experimentando con todos los recursos musicales disponibles desde el clasicismo hasta la vanguardia de lo tonal a lo atonal del recitativo a la musica de la musica popular a la musica sofisticada de contrapunto disonante Obra de fuerte expresion psicologica al tratar de un demente que se ve angustiado por imagenes paranoicas la musica se vuelve tambien demencial expresando de forma simbolica el interior de una persona desquiciada los mas profundos resquicios del inconsciente En su segunda opera Lulu basada en dos dramas de Wedekind Berg abandono el expresionismo atonal y se paso al dodecafonismo 135 Uno de los principales antecedentes de la opera expresionista fue Los Marcados Die Gezeichneten 1918 de Franz Schreker opera de gran complejidad que requeria una orquesta de 120 musicos Basada en un drama renacentista italiano era una obra de tematica sombria y torturada plenamente inmersa en el espiritu deprimente de la posguerra La musica era innovadora radical de sonoridad enigmatica con una coloratura instrumental audaz y brillante En 1927 Ernst Krenek estreno su opera Jonny ataca Jonny spielt auf que consiguio un notable exito y fue la opera mas representada del momento Con gran influencia del jazz Krenek experimento con las principales tendencias musicales de la epoca neorromanticismo neoclasicismo atonalidad dodecafonismo etc Considerado como musico degenerado en 1938 se refugio en Estados Unidos al tiempo que los nazis inauguraban la exposicion Entartete Musik Musica degenerada en Dusseldorf en paralelo a la muestra de arte degenerado Entartete Kunst donde atacaban la musica atonal el jazz y las obras de musicos judios Otro gran exito fue la opera El milagro de Heliane Das Wunder der Heliane 1927 de Erich Wolfgang Korngold obra de cierto erotismo con una exquisita partitura concebida en escala epica que crea una gran dificultad para los interpretes Otras operas de este autor fueron Die Tote Stadt Der Ring des Polykrates y Violanta Con la instauracion del Anschluss en 1938 Korngold emigro a Estados Unidos Erwin Schulhoff compuso en 1928 su opera Flammen version del clasico Don Juan con escenografia de Zdenek Pesanek pionero del arte cinetico Obra de corte fantastico se percibe cierta influencia del teatro chino en el que cabe todo lo inimaginable produciendose todo tipo de situaciones paradojicas y absurdas Schulhoff abandono asi las reglas teatrales aristotelicas vigentes hasta entonces en el teatro y la opera en aras de un nuevo concepto de puesta en escena que entiende el teatro como un juego un espectaculo una fantasia que desborda la realidad y lleva a un mundo de suenos Combinando diferentes estilos Schulhoff se aparto de la tradicional opera alemana iniciada con Wagner y culminada con el Wozzeck de Berg acercandose en cambio a la opera francesa en obras como el Pelleas et Melisande de Debussy o el Cristobal Colon de Milhaud Berthold Goldschmidt profesor de direccion de orquesta de la Berlin Hochschule fur Musik adapto en 1930 El magnifico cornudo Der gewaltige Hanrei de Crommelynck estrenada en 1932 si bien su condicion de judio provoco que fuese inmediatamente retirada emigrando entonces a Gran Bretana Por ultimo Viktor Ullmann desarrollo su obra en el campo de concentracion de Theresienstadt Terezin donde los nazis probaron un sistema de ghetto modelo para desviar la atencion del exterminio de judios que estaban realizando Con una gran dosis de autogobierno los reclusos podian ejercer actividades artisticas pudiendo asi componer su opera Der Kaiser Von Atlantis 1944 Admirador de Schonberg y de la atonalidad romantica de Berg Ullmann creo una obra de gran riqueza musical inspirada tanto en la tradicion como en las principales innovaciones de la musica de vanguardia con una tematica relativa a la muerte de gran tradicion en la literatura musical alemana Sin embargo antes de su estreno fue prohibida por la SS que encontro cierta similitud entre el protagonista y la figura de Hitler y el autor fue enviado al campo de Auschwitz para su exterminio 136 Danza Editar Ballet ruso 1912 de August Macke Kunsthalle Bremen La danza expresionista surgio en el contexto de innovacion que el nuevo espiritu vanguardista aporto al arte siendo reflejo como el resto de manifestaciones artisticas de una nueva forma de entender la expresion artistica Como en el resto de disciplinas artisticas la danza expresionista supuso una ruptura con el pasado en este caso el ballet clasico buscando nuevas formas de expresion basadas en la libertad del gesto corporal liberado de las ataduras de la metrica y el ritmo donde cobra mayor relevancia la autoexpresion corporal y la relacion con el espacio En paralelo a la reivindicacion naturista que se produjo en el arte expresionista sobre todo en Die Brucke la danza expresionista reivindico la libertad corporal a la vez que las nuevas teorias psicologicas de Freud influyeron en una mayor introspeccion en la mente del artista lo que se tradujo en un intento de la danza de expresar el interior de liberar al ser humano de sus represiones La danza expresionista coincidio con Der Blaue Reiter en su concepto espiritualista del mundo intentando captar la esencia de la realidad y trascenderla Rechazaban el concepto clasico de belleza lo que se expresa en un dinamismo mas abrupto y aspero que el de la danza clasica A la vez aceptaban el aspecto mas negativo del ser humano lo que subyace en su inconsciente pero que es parte indisoluble del mismo La danza expresionista no rehuyo mostrar el lado mas oscuro del individuo su fragilidad su sufrimiento su desamparo Esto se traduce en una corporalidad mas contraida en una expresividad que incluye todo el cuerpo o incluso en la preferencia por bailar descalzos lo que supone un mayor contacto con la realidad con la naturaleza A la danza expresionista se la denomino tambien danza abstracta ya que supuso una liberacion del movimiento alejado de la metrica y el ritmo paralelo al abandono de la figuracion por parte de la pintura a la vez que su pretension de expresar mediante el movimiento ideas o estados de animo coincidio con la expresion espiritual de la obra abstracta de Kandinski Sin embargo la presencia ineludible del cuerpo humano provoco una cierta contradiccion en la denominacion de una corriente abstracta dentro de la danza 137 Uno de los maximos teoricos de la danza expresionista fue el coreografo Rudolf von Laban quien creo un sistema que pretendia integrar cuerpo y alma poniendo enfasis en la energia que emanan los cuerpos y analizando el movimiento y su relacion con el espacio Los aportes de Laban permitieron a los bailarines una nueva multidireccionalidad en relacion al espacio circundante a la vez que el movimiento se libero del ritmo otorgando igual relevancia al silencio que a la musica Laban pretendia igualmente escapar de la gravedad buscando de forma deliberada la perdida de equilibrio Asimismo intento alejarse del aspecto rigido del ballet clasico promoviendo el movimiento natural y dinamico del bailarin La principal musa de la danza expresionista fue la bailarina Mary Wigman quien estudio con Laban y tuvo estrechos contactos con el grupo Die Brucke mientras que durante la Primera Guerra Mundial se relaciono con el grupo dadaista de Zurich Para ella la danza era una expresion del interior del individuo haciendo especial hincapie en la expresividad frente a la forma Asi otorgaba especial importancia a la gestualidad ligada a menudo a la improvisacion asi como al uso de mascaras para acentuar la expresividad del rostro Sus movimientos eran libres espontaneos probando nuevas formas de moverse por el escenario arrastrandose o deslizandose o moviendo partes del cuerpo en actitud estatica como en la danza oriental Se basaba en un principio de tension relajacion lo que procuraba mayor dinamismo al movimiento Creo coreografias realizadas enteramente sin musica a la vez que se liberaba de las ataduras del espacio que en vez de envolver y atrapar al bailarin se convirtio en una proyeccion de su movimiento persiguiendo aquel viejo anhelo romantico de fundirse con el universo 138 Despues de la guerra la danza tuvo una epoca de gran auge ya que el aumento de un publico que buscaba olvidar los desastres de la guerra comporto una gran proliferacion de teatros y cabarets Coreografos y bailarines expresionistas comenzaron a viajar por todo el mundo difundiendo sus logros e ideales y ayudando al crecimiento y consolidacion de la danza moderna Pero la crisis economica y el advenimiento del nazismo llevaron al declive de la danza expresionista Sin embargo sus aportaciones siguieron vigentes en la obra de coreografos como Kurt Jooss y bailarinas como Pina Bausch llegando su influencia hasta hoy en dia y evidenciando el aporte esencial de la danza expresionista a la danza contemporanea Cine EditarArticulo principal Cine expresionista aleman El gabinete del doctor Caligari 1919 de Robert Wiene El expresionismo no llego al cine hasta pasada la Primera Guerra Mundial cuando ya practicamente habia desaparecido como corriente artistica siendo sustituida por la Nueva Objetividad Sin embargo la expresividad emocional y la distorsion formal del expresionismo tuvieron una perfecta traduccion al lenguaje cinematografico sobre todo gracias al aporte realizado por el teatro expresionista cuyas innovaciones escenicas fueron adaptadas con gran exito al cine El cine expresionista paso por diversas etapas del expresionismo puro llamado a veces caligarismo se paso a un cierto neorromanticismo Murnau y de este al realismo critico Pabst Siodmak Lupu Pick para desembocar en el sincretismo de Lang y en el naturalismo idealista del Kammerspielfilm Entre los principales cineastas expresionistas cabria destacar a Robert Wiene Paul Wegener Friedrich Wilhelm Murnau Fritz Lang Georg Wilhelm Pabst Paul Leni Josef von Sternberg Ernst Lubitsch Karl Grune Lupu Pick Robert Siodmak Arthur Robison y Ewald Andre Dupont El cine expresionista aleman impuso en la pantalla un estilo subjetivista que ofrecia en imagenes una deformacion expresiva de la realidad traducida en terminos dramaticos mediante la distorsion de decorados maquillajes etc y la consiguiente recreacion de atmosferas terrorificas o cuando menos inquietantes El cine expresionista se caracterizo por su recurrencia al simbolismo de las formas deliberadamente distorsionadas con el apoyo de los distintos elementos plasticos La estetica expresionista tomo sus temas de generos como la fantasia y el terror reflejo moral del angustioso desequilibrio social y politico que agito la Republica de Weimar aquellos anos Con fuerte influencia del romanticismo el cine expresionista reflejo una vision del hombre caracteristica del alma faustica alemana muestra la naturaleza dual del hombre su fascinacion por el mal la fatalidad de la vida sujeta a la fuerza del destino Podemos senalar como finalidad del cine expresionista el traducir simbolicamente mediante lineas formas o volumenes la mentalidad de los personajes su estado de animo sus intenciones de tal manera que la decoracion aparezca como la traduccion plastica de su drama Este simbolismo suscitaba reacciones psiquicas mas o menos conscientes que orientaban el espiritu del espectador 139 El cine aleman contaba con una importante industria desde finales del siglo XIX siendo Hamburgo la sede de la primera Exposicion Internacional de la Industria Cinematografica en 1908 Sin embargo antes de la guerra el nivel artistico de sus producciones era mas bien bajo con producciones de signo generico orientadas al consumo familiar adscritas al ambiente burgues y conservador de la sociedad guillermina Tan solo a partir de 1913 empezaron a realizarse producciones de mayor relieve artistico con mayor uso de exteriores y mejores decorados desarrollandose la iluminacion y el montaje Durante la guerra se potencio la produccion nacional con obras tanto de genero como de autor destacando la obra de Paul Wegener iniciador del cine fantastico genero habitualmente considerado el mas tipicamente expresionista En 1917 se creo por orden de Hindenburg siguiendo una idea del general Ludendorff la UFA Universum Film Aktien Gesellschaft apoyada por el Deutsche Bank y la industria alemana para promocionar el cine aleman fuera de sus fronteras 140 El sello UFA se caracterizo por una serie de innovaciones tecnicas como la iluminacion focal los efectos especiales como la sobreimpresion los movimientos de camara como la camara desencadenada el diseno de decorados etc Era un cine de estudio con un marcado componente de preproduccion que aseguraba un claro control del director sobre todo los elementos que incurrian en la pelicula Por otro lado su montaje lento y pausado sus elipsis temporales creaban una sensacion de subjetividad de introspeccion psicologica y emocional 141 Las primeras obras del cine expresionista se nutrieron de leyendas y antiguas narraciones de corte fantastico y misterioso cuando no terrorifico y alucinante El estudiante de Praga Paul Wegener y Stellan Rye 1913 sobre un joven que vende su imagen reflejada en los espejos basada en el Peter Schlemihl de Chamisso El Golem Paul Wegener y Henrik Galeen 1914 sobre un hombre de barro creado por un rabino judio Homunculus Otto Rippert 1916 precursora en los contrastes en blanco y negro los choques de luz y sombra El gabinete del doctor Caligari Robert Wiene 1919 sobre una serie de asesinatos cometidos por un sonambulo se convirtio en la obra maestra del cine expresionista por la recreacion de un ambiente opresivo y angustioso con decorados de aspecto extranamente anguloso y geometrico paredes inclinadas ventanas en forma de flecha puertas cuneiformes chimeneas oblicuas iluminacion de efectos dramaticos inspirada en el teatro de Max Reinhardt y maquillaje y vestuario que enfatizan el aire misterioso que envuelve toda la pelicula 139 Paradojicamente Caligari fue mas el final de un proceso que el inicio de un cine expresionista pues su caracter experimental era dificilmente asimilable por una industria que buscaba productos mas comerciales Las producciones posteriores continuaron en mayor o menor medida la base argumental de Caligari con historias generalmente basadas en conflictos familiares y una narracion efectuada con flashbacks y un montaje oblicuo y anacronico especulativo haciendo que el espectador interprete la historia en cambio perdieron el espiritu artistico de Caligari su revolucionaria escenografia su expresividad visual a favor de un mayor naturalismo y plasmacion mas objetiva de la realidad 142 Al primer expresionismo de caracter teatral el llamado caligarismo sucedio un nuevo cine el de Lang Murnau Wegener etc que se inspiraba mas en el romanticismo fantastico dejando el expresionismo literario o pictorico Estos autores buscaban una aplicacion directa del expresionismo al filme dejando los decorados artificiales e inspirandose mas en la naturaleza Asi surgio el Kammerspielfilm orientado hacia un estudio naturalista y psicologico de la realidad cotidiana con personajes normales pero tomando del expresionismo la simbologia de los objetos y la estilizacion dramatica El Kammerspielfim se basaba en un realismo poetico aplicando a una realidad imaginaria un simbolismo que permite alcanzar el sentido de esa realidad Su estetica se basaba en un respeto aunque no total de las unidades de tiempo lugar y accion en una gran linealidad y simplicidad argumental que hacia innecesaria la insercion de rotulos explicativos y en la sobriedad interpretativa La simplicidad dramatica y el respeto a las unidades permitian crear unas atmosferas cerradas y opresivas en las que se moverian los protagonistas En los anos 1920 se produjeron los principales exitos del cine expresionista aleman Ana Bolena Lubitsch 1920 Las tres luces Lang 1921 Nosferatu el vampiro Murnau 1922 Dr Mabuse der Spieler Ein Bild der Zeit Lang 1922 Sombras Robison 1923 Die Strasse Grune 1923 Sylvester Pick 1923 Los Nibelungos Lang 1923 1924 El hombre de las figuras de cera Leni 1924 Las manos de Orlac Wiene 1924 Der Letzte Mann Murnau 1924 Bajo la mascara del placer Pabst 1925 Tartufo Murnau 1925 Variete Dupont 1925 Fausto Murnau 1926 El amor de Jeanne Ney Pabst 1927 Metropolis Lang 1927 La caja de Pandora Pabst 1929 El angel azul Sternberg 1930 M el vampiro de Dusseldorf Lang 1931 etc Desde 1927 coincidiendo con la introduccion del cine sonoro un cambio de direccion en la UFA comporto un nuevo rumbo para el cine aleman de corte mas comercial intentando imitar el exito conseguido por el cine americano producido en Hollywood Para entonces la mayoria de directores se habian establecido en Hollywood o Londres lo que comporto el fin del cine expresionista como tal sustituido por un cine cada vez mas germanista que pronto fue instrumento de propaganda del regimen nazi Sin embargo la estetica expresionista se incorporo al cine moderno a traves de la obra de directores como Carl Theodor Dreyer John Ford Carol Reed Orson Welles o Andrzej Wajda 143 Fotografia Editar Karl Blossfeldt La fotografia expresionista se desarrollo principalmente durante la Republica de Weimar constituyendo uno de los principales focos de la fotografia europea de vanguardia La nueva sociedad alemana de posguerra en su afan casi utopico de regenerar el pais tras los desastres de la guerra recurrio a una tecnica relativamente nueva como la fotografia para romper con la tradicion burguesa y construir un nuevo modelo social basado en la colaboracion entre clases sociales La fotografia de los anos 1920 seria heredera de los fotomontajes antibelicistas creados por los dadaistas durante la contienda asi como aprovecharia la experiencia de fotografos procedentes del este que recalaron en Alemania tras la guerra lo que llevaria a la elaboracion de un tipo de fotografia de gran calidad tanto tecnica como artistica Asimismo en paralelo a la Nueva Objetividad surgida tras la guerra la fotografia se convirtio en un medio privilegiado de captar la realidad sin ambages sin manipulacion conjugando la estetica con la precision documental Los fotografos alemanes crearon un tipo de fotografia basada en la nitidez de la imagen y la utilizacion de la luz como medio expresivo modelando las formas y destacando las texturas Este tipo de fotografia tuvo una importante resonancia internacional generando movimientos paralelos como la photographie pure francesa y la straight photography estadounidense Cabe remarcar el gran auge durante esta epoca de la prensa grafica y las publicaciones tanto de revistas como de libros ilustrados La conjuncion de fotografia y tipografia llevo a la creacion del llamado foto tipo con un diseno racionalista inspirado en la Bauhaus Tambien cobro importancia la publicacion de libros y revistas especializados en fotografia y diseno grafico como Der Querschnitt Gebrauchsgraphik y Das Deutsche Lichtbild asi como las exposiciones como la gran muestra Film und Foto celebrada en 1929 en Stuttgart por iniciativa del Deutscher Werkbund de la que surgio el ensayo de Franz Roh Foto Ojo Foto Auge 144 El mas destacado fotografo expresionista fue sin duda August Sander estudiante de pintura se paso a la fotografia abriendo un estudio de retrato en Colonia Se dedico principalmente al retrato creando un proyecto casi enciclopedico que pretendia catalogar de forma objetiva al aleman de la Republica de Weimar retratando personajes de cualquier estamento social partiendo de la premisa de que el individuo es fruto de las circunstancias historicas En 1929 aparecio el primer tomo de El rostro de nuestro tiempo Antlitz der Zeit del que no surgieron mas al ser vetado por los nazis a los que no les gustaba la imagen de Alemania captada por Sander al que destruyeron 40 000 negativos Los retratos de Sander eran frios objetivos cientificos desapasionados pero por ese motivo resultaban de una gran elocuencia personal remarcando su individualidad 145 Otros destacados fotografos fueron Karl Blossfeldt profesor de forja en una escuela de artes aplicadas en 1890 se inicio en la fotografia principalmente para obtener modelos para sus trabajos en metal especializandose en fotografia de vegetales recopilando su trabajo en 1928 con el titulo Formas originales del arte Urformen der Kunst Albert Renger Patzsch estudio quimica en Dresde iniciandose en la fotografia de la que dio clases en la Folkwangschule de Essen Se especializo en fotografia publicitaria publicando varios libros sobre el mundo tecnico e industrial en 1927 publico Die Halligen sobre paisajes y gentes de la isla de Frisia oriental y en 1928 El mundo es hermoso Die Welt ist schon Hans Finsler especializado en bodegones estudio arquitectura e historia del arte siendo profesor en Halle de 1922 a 1932 Creo en Zurich el departamento fotografico de la Kunst Gewerbeschule donde se formaron numerosos fotografos como Werner Bischof y Rene Burri Werner Mantz estudio en la Bayerische Staatslehranstalt fur Photographie de Munich especializandose en fotografia de arquitectura ilustrando las principales construcciones del racionalismo Entre 1937 y 1938 retrato de forma magistral el mundo de los mineros en Maastricht Willy Zielke de origen polaco estudio fotografia en Munich Se dedico principalmente a la evolucion social e industrial de Alemania rodando un documental sobre el paro obrero Arbeitlos 1932 que fue prohibido por los nazis Vease tambien EditarArte del siglo XX Expresionismo abstracto Vanguardismo Arte abstracto Arquitectura moderna Escultura contemporanea Pintura contemporanea Historia de la literatura moderna Musica clasica del siglo XX Nueva objetividad Historia del cine Historia de la fotografia Anexo Autores expresionistasReferencias Editar a b Chilvers 2007 p 334 Ramirez 1983 p 757 Ramirez 1983 p 758 Arnaldo 1993 p 6 Maldonado 2006 p 34 AA VV Brucke El naixement de l expressionisme alemany 2005 p 30 31 a b c Dempsey 2008 p 70 De Micheli 2008 p 84 De Micheli 2008 p 68 69 De Micheli 2008 p 79 80 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 131 Ramirez 1983 p 810 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 135 136 Hamilton 1997 p 507 508 Crepaldi 2002 p 130 Chilvers 2007 p 437 Bozal 1993 p 62 64 Ramirez 1983 p 768 770 Ramirez 1983 p 811 812 Ramirez 1983 p 812 813 Dempsey 2008 p 73 Ramirez 1983 p 879 Dempsey 2008 p 80 81 Dempsey 2008 p 82 Lizondo Sevilla L 2012 Arquitectura o exposicion Fundamentos de la arquitectura de Mies Van Der Rohe Universitat Politecnica de Valencia Consultado el 23 de mayo de 2017 Dempsey 2008 p 83 Dempsey 2008 p 114 Dempsey 2008 p 126 128 Dempsey 2008 p 147 148 Midant 2004 p 665 Garcia Felguera 1993 p 20 Hamilton 1997 p 195 Hamilton 1997 p 198 200 Garcia Felguera 1993 p 19 20 Hamilton 1997 p 505 506 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 132 Dube 1997 p 158 160 Dube 1997 p 196 197 Dempsey 2008 p 128 129 a b Garcia Felguera 1993 p 13 14 Elger 2007 p 15 Dube 1997 p 29 Dempsey 2008 p 74 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 54 55 Dempsey 2008 p 75 Garcia Felguera 1993 p 16 19 De Micheli 2008 p 87 Dube 1997 p 31 Garcia Felguera 1993 p 22 Dube 1997 p 33 Dempsey 2008 p 77 Bozal 1993 p 94 100 Crepaldi 2002 p 40 Crepaldi 2002 p 28 Garcia Felguera 1993 p 20 21 Crepaldi 2002 p 22 Crepaldi 2002 p 34 a b Dempsey 2008 p 94 Garcia Felguera 1993 pp 29 30 De Micheli 2008 p 91 De Micheli 2008 p 92 94 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 53 Bozal 1999 vol II p 249 252 Dube 1997 p 101 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 52 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 52 53 Dempsey 2008 p 290 Garcia Felguera 1993 p 34 38 AA VV Vanguardias artisticas II 1991 p 25 Garcia Felguera 1993 p 38 40 Garcia Felguera 1993 p 40 Ramirez 1983 p 816 Garcia Felguera 1993 p 41 45 Garcia Felguera 1993 p 46 Crepaldi 2002 p 70 Garcia Felguera 1993 p 48 Crepaldi 2002 p 52 Elger 2007 p 197 198 Hamilton 1997 p 232 233 Elger 2007 p 177 178 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 276 277 De Micheli 2008 p 108 Garcia Felguera 1993 p 80 83 Garcia Felguera 1993 p 80 a b Garcia Felguera 1993 p 92 Garcia Felguera 1993 p 84 85 a b Garcia Felguera 1993 p 86 87 Elger 2007 p 223 225 Garcia Felguera 1993 p 24 26 Hamilton 1997 p 499 500 Dempsey 2008 p 71 Dube 1997 p 203 Elger 2007 p 127 130 Elger 2007 p 199 200 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 133 Crepaldi 2002 p 88 Garcia Felguera 1993 p 50 Garcia Felguera 1993 p 49 Hamilton 1997 p 512 515 AA VV Vanguardias artisticas I 1991 p 53 Dempsey 2008 p 140 141 Garcia Felguera 1993 p 52 Hamilton 1997 p 453 457 Bozal 1993 p 33 36 Hamilton 1997 p 451 Ramirez 1983 p 818 Hamilton 1997 p 452 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 135 137 a b AA VV Diccionario de pintura 1996 p 139 Historia de las Artes Plasticas Republica Checa Archivado desde el original el 13 de septiembre de 2009 Consultado el 8 de agosto de 2009 Ramirez 1983 p 814 Chilvers 2007 p 856 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 137 138 De Micheli 2008 p 127 134 AA VV Diccionario de pintura 1996 p 137 Gustaw Gwozdecki Consultado el 22 de agosto de 2009 Crepaldi 2002 p 94 AA VV Brucke El naixement de l expressionisme alemany 2005 p 77 78 MUVA Jose Cuneo Perinetti Consultado el 2012 Maldonado 2006 p 33 35 Maldonado 2006 p 29 31 Maldonado 2006 p 37 40 De Micheli 2008 p 110 Maldonado 2006 p 101 103 Maldonado 2006 p 128 136 Maldonado 2006 p 45 48 Maldonado 2006 p 137 140 Salvetti 1986 p 104 105 Ramirez 1983 p 935 Ramirez 1983 p 937 938 Salvetti 1986 p 108 114 Salvetti 1986 p 116 119 Salvetti 1986 p 114 116 Salvetti 1986 p 128 130 Salvetti 1986 p 135 136 Ignacio Villalba de la Corte opera en el siglo XX musica degenerada Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2009 Consultado el 31 de julio de 2009 Ana Laura Caruso La danza expresionista Consultado el 25 de julio de 2009 Ana Deutsch Mary Wigman el Expresionismo en la danza Consultado el 11 de febrero de 2018 a b Ramirez 1983 p 956 Elsaesser 1997 p 13 29 Elsaesser 1997 p 45 49 Elsaesser 1997 p 38 41 Elsaesser 1997 p 57 59 Sougez 2007 p 321 325 Garcia Felguera 1993 p 88 Bibliografia EditarAA VV 2005 Brucke El naixement de l expressionisme alemany Museu Nacional d Art de Catalunya Barcelona ISBN 84 8043 145 8 AA VV 1996 Diccionario de pintura Larousse Planeta Barcelona ISBN 84 8016 206 6 AA VV 1991 Vanguardias artisticas I Salvat Barcelona ISBN 84 345 5361 9 AA VV 1991 Vanguardias artisticas II Salvat Barcelona ISBN 84 345 5362 7 Anz Thomas 2002 Literatur des Expressionismus Coleccion Metzler Stuttgart ISBN 3 476 10329 3 Arnaldo Javier 1993 Las vanguardias historicas 1 Historia 16 Madrid Bogner Ralf Georg 1985 Einfuhrung in die Literatur des Expressionismus J B Metzlersche Verlagsbuchhandlung Stuttgart ISBN 3 476 00575 5 Bozal Valeriano y otros 2000 Historia de las ideas esteticas y de las teorias artisticas contemporaneas vol I Visor Madrid ISBN 84 7774 580 3 Bozal Valeriano 1993 Los origenes del arte del siglo XX Historia 16 Madrid Chilvers Ian 2007 Diccionario de arte Alianza Editorial Barcelona ISBN 978 84 206 6170 4 Crepaldi Gabriele 2002 Expresionistas Electa Madrid ISBN 84 8156 330 7 De Micheli Mario 2008 Las vanguardias artisticas del siglo XX Alianza Editorial Barcelona ISBN 978 84 206 7883 2 Dempsey Amy 2008 Estilos escuelas y movimientos Blume Barcelona ISBN 978 84 9801 339 9 Dube Wolf Dieter 1997 Los Expresionistas Destino Barcelona ISBN 84 233 2909 7 Eisner Lotte H 1996 La pantalla demoniaca Catedra Madrid ISBN 84 376 0776 0 Elger Dietmar 2007 Expresionismo Taschen Koln ISBN 978 3 8228 3163 2 Elsaesser Thomas y otros 1997 Historia General del Cine vol V Europa y Asia 1918 1930 Catedra Madrid ISBN 84 376 1540 2 Garcia Felguera Maria de los Santos 1993 Las vanguardias historicas 2 Historia 16 Madrid Hamilton George Heard 1997 Pintura y escultura en Europa 1880 1940 Catedra Madrid ISBN 84 376 0230 0 Kracauer Siegfried 1985 De Caligari a Hitler Una historia psicologica del cine aleman Paidos Barcelona ISBN 84 7509 336 1 Maldonado Aleman Manuel 2006 El Expresionismo y las vanguardias en la literatura alemana Sintesis Madrid ISBN 84 9756 337 9 Midant Jean Paul 2004 Diccionario Akal de la Arquitectura del siglo XX Akal Madrid ISBN 84 460 1747 4 Ramirez Dominguez Juan Antonio y otros 1983 Historia del Arte Anaya Madrid ISBN 84 207 1408 9 Rodriguez Ruiz Delfin 1993 La arquitectura del siglo XX Historia 16 Madrid Salvetti Guido 1986 Historia de la Musica 10 El siglo XX 1ª parte Turner Madrid ISBN 84 7506 166 4 Sanchez Biosca Vicente 1990 Sombras de Weimar Contribucion a la historia del cine aleman 1918 1933 Verdoux Madrid ISBN 84 404 7227 7 Sapper Theodor 1974 Alle Glocken dieser Erde Expressionistische Dichtung aus dem Donauraum Europaverlag Wissenschaft Viena ISBN 3 203 50494 4 Sougez Marie Loup 2007 Historia general de la fotografia Catedra Madrid ISBN 978 84 376 2344 3 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Pintura expresionista Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Escultura expresionista Datos Q80113 Multimedia ExpressionismObtenido de https es wikipedia org w index php title Expresionismo amp oldid 137218009, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos