fbpx
Wikipedia

Historia de la pintura

La historia de la pintura ha tenido un desarrollo cronológico y estilístico paralelo en gran medida al resto de las artes plásticas, si bien con diversas particularidades en el tiempo y el espacio debidas a numerosos factores, desde los derivados de las diversas técnicas y materiales empleados en su confección hasta factores socio-culturales y estéticos, ya que cada pueblo y cada cultura ha desarrollado a lo largo del tiempo distintos conceptos de plasmar la imagen que recibe del mundo circundante.

La pintura es el arte y técnica de crear imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie, sea papel, tela, madera, pared, etc. Se suele dividir en pintura mural (fresco, temple) o de caballete (temple, óleo, pastel), e igualmente puede clasificarse según su género (retrato, paisaje, bodegón, etc). La pintura ha sido durante siglos el principal medio para documentar la realidad, reflejando en sus imágenes el devenir histórico de las distintas culturas que se han sucedido a lo largo del tiempo, así como sus costumbres y condiciones materiales.

La clasificación de la pintura como arte ha variado a lo largo del tiempo: en la antigüedad era considerada un mero oficio artesanal, mientras que se consideraban actividades artísticas las relacionadas con el intelecto. Galeno dividió en el siglo II el arte en artes liberales y artes vulgares, según si tenían un origen intelectual o manual: entre las liberales se encontraban la gramática, la retórica y la dialéctica —que formaban el trivium—, y la aritmética, la geometría, la astronomía y la música —que formaban el quadrivium—; las vulgares incluían la arquitectura, la escultura y la pintura, pero también otras actividades que hoy se consideran artesanía.[1]​ No fue hasta el siglo XVI que empezó a considerarse que la arquitectura, la pintura y la escultura eran actividades que requerían no sólo oficio y destreza, sino también un tipo de concepción intelectual que las hacían superiores a otros tipos de manualidades. Se gestaba así el concepto moderno de arte, que durante el Renacimiento adquirió el nombre de arti del disegno (artes del diseño), por cuanto comprendían que esta actividad —el diseñar— era la principal en la génesis de las obras de arte.[2]​ Por último, en 1746, Charles Batteux estableció en Las bellas artes reducidas a un único principio la concepción actual de bellas artes, concepto que hizo fortuna y ha llegado hasta la actualidad.[3]

En la historia de la pintura es primordial el estudio de los estilos artísticos: cada periodo histórico ha tenido unas características concretas y definibles, comunes a otras regiones y culturas, o bien únicas y diferenciadas, que han ido evolucionando con el devenir de los tiempos. De ahí surgen los diversos estilos, que pueden tener un origen geográfico o temporal, o incluso reducirse a la obra de un artista en concreto, siempre y cuando se produzcan unas formas artísticas claramente definitorias. Actualmente se entiende como estilo aquella cualidad que identifica la forma de trabajar, de expresarse o de concebir una obra de arte por parte del artista, o bien, en sentido más genérico, de un conjunto de artistas u obras que tienen diversos puntos en común, agrupados geográfica o cronológicamente.[4]

También cabe tener en consideración para el estudio histórico de la pintura su clasificación en diversos géneros: un género artístico es una especialización temática en que se suelen dividir las diversas artes. En la actualidad se consideran como principales géneros pictóricos: retrato y autorretrato, desnudo, bodegón y vanidades, paisaje y marina, pintura de mitología, pintura de historia, pintura religiosa y pintura de género.[5]

Por último, cabe tener en cuenta los distintos procedimientos técnicos empleados en pintura: acrílico, técnica pictórica donde al colorante se le añade un aglutinante plástico; acuarela, técnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua, con aglutinantes como la goma arábiga o la miel, usando como blanco el del propio papel; aguada o gouache, técnica similar a la acuarela, con colores más espesos y diluidos en agua o cola mezclada con miel; fresco, realizado sobre un muro revocado de cal húmeda y con colores diluidos en agua de cal; miniatura, decoración de manuscritos con láminas de oro y plata, y pigmentos de colores aglutinados con cola, huevo o goma arábiga; óleo, técnica que consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo oleoso (aceite de linaza, nuez, almendra o avellana; aceites animales), añadiendo aguarrás para que seque mejor; pastel, lápiz de pigmento de diversos colores minerales, con aglutinantes (caolín, yeso, goma arábiga, látex de higo, cola de pescado, azúcar candi, etc.), amasado con cera y jabón de Marsella y cortado en forma de barritas; temple, pintura realizada con colores diluidos en agua temperada o engrosada con aglutinantes con base de cola (yema de huevo, caseína, cola de higuera, cerezo o ciruelo).[6]

Prehistoria

El arte prehistórico es el desarrollado por el ser humano desde la Edad de Piedra (paleolítico, 25.000-8.000 a.C.; mesolítico, 8.000-6.000 a.C.; y neolítico, 6.000-3.000 a.C.) hasta la Edad de los Metales (3.000-1.000 a.C.), periodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artísticas por parte del ser humano.

Paleolítico

El paleolítico tuvo sus primeras manifestaciones artísticas alrededor del 25.000 a.C., teniendo su apogeo en el periodo magdaleniense (±15.000-8.000 a.C.). Las primeras manifestaciones pictóricas aparecen en cuevas —la llamada pintura rupestre—, como medio de expresar la interrelación entre el ser humano primitivo y la naturaleza. Como material pictórico utilizaban principalmente rojo de óxido de hierro, negro de óxido de manganeso y ocre de arcilla. La pintura rupestre se desarrolló principalmente en la región franco-cantábrica: son pinturas de carácter mágico-religioso, de sentido naturalista, con representación de animales, destacando las cuevas de Altamira, Tito Bustillo, Trois Frères, Chauvet y Lascaux.[7]

Neolítico

Este periodo —iniciado alrededor del 8.000 a.C. en el Próximo Oriente— supuso una profunda transformación para el antiguo ser humano, que se volvió sedentario y se dedicó a la agricultura y la ganadería, surgiendo nuevas formas de convivencia social y desarrollándose la religión. En la pintura levantina —datada entre el mesolítico y el neolítico— se dio la figura humana, muy esquematizada, con notables ejemplos en El Cogul, Valltorta, Alpera y Minateda. También se dio este tipo de pintura en el norte de África (Atlas, Sáhara) y en la zona del actual Zimbabue. La pintura neolítica solía ser esquemática, reducida a trazos básicos (el hombre en forma de cruz, la mujer en forma triangular). Son de destacar igualmente las pinturas rupestres del Río Pinturas en Argentina, especialmente la Cueva de las manos.[8]

Arte antiguo

 
Pintura mural de la cámara funeraria de Amenemhet, Imperio Nuevo, dinastía XVIII (s. XV a. C.).

Egipto

En Egipto surgió una de las primeras grandes civilizaciones, con obras de arte elaboradas y complejas que suponen ya una especialización profesional por parte del artista/artesano. Su arte era intensamente religioso y simbólico, con un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, otorgando una gran relevancia al concepto religioso de inmortalidad. Iniciado alrededor del 3.000 a.C., el arte egipcio perduró hasta la conquista de Alejandro Magno, si bien su influencia persistió en el arte copto y bizantino.

La pintura egipcia se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxtapuestas en planos superpuestos. Las imágenes se representaban con criterio jerárquico, por ejemplo: el faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o los enemigos que están a su lado. Predominaba el canon de perfil, que consistía en representar la cabeza y las extremidades de perfil pero los hombros y los ojos de frente.[9]

Grecia

En Grecia se desarrollaron las principales manifestaciones artísticas que han marcado la evolución del arte occidental, con un estilo basado en la naturaleza y en el ser humano, donde preponderaba la armonía y el equilibrio, la racionalidad de las formas y los volúmenes, y un sentido de imitación («mímesis») de la naturaleza que sentaron las bases del llamado arte clásico. Tras unos inicios donde destacaron las culturas minoica y micénica, el arte griego se desarrolló en tres periodos: arcaico, clásico y helenístico.

La pintura griega se desarrolló sobre todo en la cerámica, en escenas cotidianas o de temática histórica o mitológica. Se suele establecer dos épocas, en función de la técnica utilizada en la confección de cerámica pintada: «figuras negras sobre fondo rojo» (hasta el siglo VI a.C.) y «figuras rojas sobre fondo negro» (desde el siglo VI a.C.). Aunque no han llegado numerosas muestras hasta la actualidad, se tiene constancia por fuentes históricas del nombre de varios famosos pintores griegos, como Zeuxis, Apeles, Parrasio, Eufranor, Polignoto, etc.[10]

Roma

 
Fresco hallado en Pompeya.

Con un claro precedente en el arte etrusco, el arte romano recibió una gran influencia del arte griego. Gracias a la expansión del Imperio Romano, el arte clásico grecorromano llegó a casi todos los rincones de Europa, norte de África y Próximo Oriente, sentando la base evolutiva del futuro arte desarrollado en estas zonas.

La pintura romana es conocida sobre todo por los restos hallados en Pompeya, donde se perciben cuatro estilos: el de incrustación, que imita el revestimiento en mármol; el arquitectónico, llamado así por simular arquitecturas; el ornamental, con arquitecturas fantásticas, guirnaldas y amorcillos; y el fantástico, mezcla de los dos anteriores, con paisajes imaginarios, variadas formas arquitectónicas y escenas mitológicas.[11]

Arte medieval

La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el inicio en Europa de la Edad Media, etapa de cierta decadencia política y social, pues la fragmentación del imperio en pequeños estados y la dominación social de la nueva aristocracia militar supuso la feudalización de todos los territorios anteriormente administrados por la burocracia imperial. El arte clásico será reinterpretado por las nuevas culturas dominantes, de origen germánico, mientras que la nueva religión, el cristianismo, impregnará la mayor parte de la producción artística medieval.

Arte paleocristiano

Se denomina arte paleocristiano al efectuado por los primeros seguidores de esta nueva religión, primero de forma oculta, mientras aún eran perseguidos por el poder imperial, para pasar posteriormente, tras la conversión al cristianismo del emperador Constantino, a ser el estilo oficial del Imperio. Las formas clásicas fueron reinterpretadas para servir como vehículo de expresión de la nueva religión oficial, y se produjo una atomización de estilos por zonas geográficas.

La pintura se dio sobre todo en las catacumbas, con escenas religiosas y alegóricas, y surgió la miniatura, iluminación de manuscritos, con dos principales escuelas: la helenística-alejandrina y la siria.[12]

Arte prerrománico

 
Ilustración del Beato de San Millán, Monasterio de San Millán.

Se denomina así a los múltiples estilos desarrollados en Europa desde la coronación de Carlomagno (año 800) hasta alrededor del año 1000, donde la aparición del románico supondrá la divulgación de un mismo estilo unitario a lo largo de todo el continente europeo. Esta acepción es simplemente una forma de englobar una serie de estilos independientes y con pocos o ningún factor común, con el único aglutinante de ser predecesores de la internacionalización del románico.

  • Arte carolingio: la coronación de Carlomagno supuso en cierta forma la restauración del Imperio Romano, lo que conllevó un renacer cultural y un primer retorno a la cultura clásica como fuente de inspiración, aunque matizada por la religión cristiana. La pintura se circunscribió a la miniatura, con varias escuelas como la palatina, la de Tours, la de Reims y la de Saint-Denis.
  • Arte celta: en las Islas Británicas, recientemente evangelizadas, tuvo una época de esplendor el arte celta, destacando la miniatura, de influencia carolingia, siendo de relevancia la escuela de Winchester, a la que perteneció el Pontifical de San Aethelwold (British Museum).

Arte bizantino

 
Pintura bizantina sobre pergamino (siglo X).

Pese a la caída del Imperio Romano de Occidente, en Oriente perduró —conocido como Imperio Bizantino— hasta la conquista de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos. Heredero del arte helenístico, el arte bizantino recogió las principales tradiciones artísticas orientales, de las que fue puerta de entrada en Europa, donde el arte bizantino influyó en el arte prerrománico y románico. Se distinguen en el arte bizantino tres «edades de oro»: una primera en el siglo VI, coincidiendo con el reinado de Justiniano; una segunda desde el siglo IX hasta la toma de Constantinopla por los cruzados el 1204; y una tercera en el siglo XIV, con la dinastía Paleólogo.

La pintura bizantina tuvo en época de Justiniano influencia paleocristiana, a la vez que recogió diversas tradiciones anteriores, especialmente la helenística y la siria neoática, destacando los conjuntos musivarios de San Demetrio de Salónica y San Vital de Rávena. En la segunda edad dorada se establecieron la estética y la iconografía bizantinas, sobre todo en torno a los iconos, con una fuerte carga simbólica de las imágenes, con figuras estilizadas y perspectivas jerárquicas (el tamaño de la figura depende de su importancia religiosa). En la tercera edad dorada la pintura sustituyó al mosaico, sobre todo los iconos de pintura sobre tabla, destacando las escuelas de Chipre, Salónica, Creta, Venecia y Moscú (donde descuella Andrei Rubliov).[14]

Arte románico

 
Códice de Santa Hildegarda (1165), Abadía de Santa Hildegarda, Eibingen (Alemania).

El arte románico representa el primer estilo de carácter internacional de la cultura europea occidental, con una identidad plenamente consolidada tras el paso del latín a las lenguas vernáculas. De carácter eminentemente religioso, casi todo el arte románico estaba dirigido a la exaltación y divulgación del cristianismo. Surgido a mediados del siglo XI, se desarrolló fundamentalmente durante el siglo XII, a finales del cual empezó a coexistir con el incipiente gótico. En el románico culminaron los diversos estilos producidos por el prerrománico, a la vez que se denota la influencia oriental del arte bizantino.

La pintura románica era preferentemente mural, de signo religioso y figuras esquemáticas al igual que la escultura. Tuvo una fuerte influencia bizantina, difundida sobre todo por la orden benedictina. Se desarrolló preferentemente en el ábside de las iglesias, con un programa iconográfico donde destacaba la figura del Pantocrátor, alrededor del cual se encuentran la Virgen y los apóstoles, dejando al pie el Juicio Final. Vemos esta disposición en Sant'Angelo in Formis (Capua), Sant Climent de Taüll y San Isidoro de León. También se produjo pintura sobre tabla, al temple, generalmente en retablos para el altar; y la miniatura, donde destacaron las escuelas inglesa e italiana.[15]

Arte gótico

El arte gótico se desarrolló entre los siglos XII y XVI, época de gran desarrollo económico y cultural. El fin de la época feudal supuso el afianzamiento de los estados centralizados, con mayor predominio de las ciudades sobre el campo, al tiempo que un sector cada vez mayor de la sociedad tenía acceso a la cultura, que dejó de ser patrimonio exclusivo de la Iglesia. El auge de las universidades comportó un aumento de los estudios científicos, filosóficos y literarios, sentando las bases de la cultura moderna.

La pintura gótica dejó de ser mural para pasar a retablos situados en los altares de las iglesias, y empezó a desarrollarse la pintura en lienzo, al temple o al óleo. Se sucedieron cuatro estilos pictóricos:

  • Gótico lineal o franco-gótico: se desarrolló desde el siglo XIII hasta principios del XIV, caracterizado por el dibujo lineal, el fuerte cromatismo, un naturalismo de líneas sencillas y el idealismo de los temas representados. Este estilo se desarrolló sobre todo en vidrieras y miniaturas.

Arte de la Edad Moderna

El arte de la Edad Moderna —no confundir con arte moderno, que se suele emplear como sinónimo de arte contemporáneo— se desarrolló entre los siglos XV y XVIII. La Edad Moderna supuso cambios radicales a nivel político, económico, social y cultural: la consolidación de los estados centralizados supuso la instauración del absolutismo; los nuevos descubrimientos geográficos —especialmente el continente americano— abrieron una época de expansión territorial y comercial, suponiendo el inicio del colonialismo; la invención de la imprenta conllevó una mayor difusión de la cultura, que se abrió a todo tipo de público; la religión perdió la preponderancia que tenía en la época medieval, a lo que coadyuvó el surgimiento del protestantismo; a la vez, el humanismo surgió como nueva tendencia cultural, dejando paso a una concepción más científica del hombre y del universo.

Renacimiento

Surgido en Italia en el siglo XV (Quattrocento), se expandió por el resto de Europa desde finales de ese siglo e inicios del XVI. Los artistas se inspiraron en el arte clásico grecorromano, por lo que se habló de «renacimiento» artístico tras el oscurantismo medieval. Estilo inspirado en la naturaleza, surgieron nuevos modelos de representación, como el uso de la perspectiva. Sin renunciar a la temática religiosa, cobró mayor relevancia la representación del ser humano y su entorno, apareciendo nuevas temáticas como la mitológica o la histórica, o nuevos géneros como el paisaje, el bodegón e, incluso, el desnudo. La belleza dejó de ser simbólica, como en la era medieval, para tener un componente más racional y mesurado, sobre la base de la armonía y la proporción.

La pintura renacentista sufrió una notable evolución desde las formas medievales, con formas naturalistas y temáticas profanas o mitológicas junto a las religiosas. Los estudios de perspectiva permitieron hacer obras de gran efecto realista, basadas en proporciones matemáticas, con especial utilización de la «sección áurea» tras el estudio publicado por Luca Pacioli (De Divina Proportione, 1509). Se utilizó el fresco y el temple, mientras que se introdujo el óleo a mediados del siglo XV por influencia flamenca. Uno de sus principales exponentes fue Leonardo Da Vinci, genio polifacético que introdujo el sfumato o «perspectiva aérea», con obras como La Virgen de las Rocas (1483), La Última Cena (1495-1497), La Gioconda (1503), etc. Otro nombre de relevancia fue Rafael, maestro del clasicismo sereno y equilibrado, con una perfecta ejecución pictórica, como se demuestra en sus frescos de las Estancias del Vaticano. Otros artistas destacados fueron: Masaccio, Fra Angelico, Paolo Ucello, Andrea del Castagno, Perugino, Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli, Domenico Ghirlandaio, Botticelli, Andrea del Verrocchio, Luca Signorelli, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Antonello da Messina, etc. En el resto de Europa: Matthias Grünewald, Alberto Durero, Hans Holbein el Joven y Lucas Cranach el Viejo en Alemania; Quentin Metsys y Pieter Brueghel en Holanda; y Pedro Berruguete, Alejo Fernández, Vicente Masip, Juan de Juanes, Pedro Machuca y Luis de Morales en España.[17]

Manierismo

Surgido igualmente en Italia a mediados del siglo XVI como evolución de las formas renacentistas, el manierismo abandonó la naturaleza como fuente de inspiración para buscar un tono más emotivo y expresivo, cobrando importancia la interpretación subjetiva que el artista hace de la obra de arte.

La pintura manierista tuvo un sello más caprichoso, extravagante, con gusto por la forma sinuosa y estilizada, deformando la realidad, con perspectivas distorsionadas y atmósferas efectistas. Destacó en primer lugar Miguel Ángel —autor de la decoración de la Capilla Sixtina—, seguido de Bronzino, Andrea del Sarto, Pontormo, Correggio, Parmigianino, Giorgione, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Jacopo Bassano, Giuseppe Arcimboldo, etc. Cabe mencionar a Maarten van Heemskerck y Abraham Bloemaert en los Países Bajos, y Bartholomeus Spranger en Alemania. En España destacaron Juan Fernández de Navarrete, Alonso Sánchez Coello, Juan Pantoja de la Cruz y, especialmente, El Greco, artista excepcional creador de un estilo personal y único, de fuerte sentido expresionista.[18]

Barroco

El barroco se desarrolló entre el siglo XVII y principios del XVIII. Fue una época de grandes disputas en el terreno político y religioso, surgiendo una división entre los países católicos contrarreformistas, donde se afianzó el estado absolutista, y los países protestantes, de signo más parlamentario. El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto.

La pintura barroca se desarrolló en dos tendencias contrapuestas: el naturalismo, basado en la estricta realidad natural, con gusto por el claroscuro —el llamado tenebrismo—, donde cabe citar a Caravaggio, Orazio y Artemisia Gentileschi, Pieter van Laer, Adam Elsheimer, Georges de La Tour y los hermanos Le Nain; y el clasicismo, que es igualmente realista pero con un concepto de la realidad más intelectual e idealizado, englobando a Annibale Carracci, Guido Reni, Domenichino, Guercino, Giovanni Lanfranco, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Hyacinthe Rigaud, etc. En el llamado «pleno barroco» (segunda mitad del siglo XVII), de estilo decorativo y predominio de la pintura mural, destacaron Pietro da Cortona, Andrea Pozzo, Luca Giordano y Charles Le Brun. Aparte de estas corrientes, hubo infinidad de escuelas, estilos y autores de muy diverso signo, destacando dos escuelas regionales: la flamenca (Peter Paul Rubens, Anton Van Dyck, Jacob Jordaens, Frans Snyders), y la holandesa (Rembrandt, Jan Vermeer, Frans Hals). En España destacó la figura excepcional de Diego Velázquez (La fragua de Vulcano, 1630; La rendición de Breda, 1635; Venus del espejo, 1650; Las Meninas, 1656; Las hilanderas, 1657), así como José de Ribera, Francisco Ribalta, Alonso Cano, Francisco de Zurbarán, Juan de Valdés Leal y Bartolomé Esteban Murillo.[19]

Rococó

Desarrollado en el siglo XVIII —en convivencia a principios de siglo con el barroco, y a finales con el neoclasicismo—, supuso la pervivencia de las principales manifestaciones artísticas del barroco, con un sentido más enfatizado de la decoración y el gusto ornamental, que son llevados a un paroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia. El progresivo auge social de la burguesía y los adelantos científicos, así como el ambiente cultural de la Ilustración, conllevaron el abandono de los temas religiosos a favor de nuevas temáticas y actitudes más mundanas, destacando el lujo y la ostentación como nuevos factores de prestigio social.

La pintura rococó se movió entre la exaltación religiosa o el paisajismo vedutista en Italia (Giambattista Tiepolo, Canaletto, Francesco Guardi), y las escenas cortesanas de Jean-Antoine Watteau, François Boucher, Jean-Baptiste-Siméon Chardin y Jean-Honoré Fragonard en Francia, pasando por el retratismo inglés de Joshua Reynolds y Thomas Gainsborough. Figura aparte es el inclasificable pintor español Francisco de Goya, que evolucionó desde un sello más o menos rococó hasta un cierto prerromanticismo, pero con una obra personal y expresiva de fuerte tono intimista. Cultivó tanto la pintura como el grabado, siendo igualmente de destacar sus cartones para tapices. Entre sus obras destacan: los Caprichos (1799), La familia de Carlos IV (1800), El tres de mayo de 1808 en Madrid (1814), las Pinturas negras (1820), etc.[20]

Neoclasicismo

El auge de la burguesía tras la Revolución Francesa favoreció el resurgimiento de las formas clásicas, más puras y austeras, en contraposición a los excesos ornamentales del barroco y rococó, identificados con la aristocracia. A este ambiente de valoración del legado clásico grecorromano influyó el hallazgo arqueológico de Pompeya y Herculano, junto a la difusión de un ideario de perfección de las formas clásicas efectuado por Johann Joachim Winckelmann, quien postuló que en la antigua Grecia se dio la belleza perfecta, generando un mito sobre la perfección de la belleza clásica que aún condiciona la percepción del arte hoy día.[21]

La pintura neoclásica mantuvo un sello austero y equilibrado, influido por la escultura grecorromana o figuras como Rafael y Poussin. Destacó especialmente Jacques-Louis David, pintor «oficial» de la Revolución Francesa (Juramento de los Horacios,1784; La muerte de Marat, 1793; Napoleón cruzando los Alpes, 1800). Junto a él conviene recordar a: François Gérard, Antoine-Jean Gros, Pierre-Paul Prud'hon, Anne-Louis Girodet-Trioson, Jean Auguste Dominique Ingres, Joseph Wright of Derby, Johann Zoffany, Angelika Kauffmann, Anton Raphael Mengs, Joseph Anton Koch, Asmus Jacob Carstens, José de Madrazo, etc.[22]

Arte contemporáneo

Siglo XIX

Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se sentaron las bases de la sociedad contemporánea, marcada en el terreno político por el fin del absolutismo y la instauración de gobiernos democráticos —impulso iniciado con la Revolución Francesa—; y, en lo económico, por la Revolución Industrial y el afianzamiento del capitalismo, que tendrá respuesta en el marxismo y la lucha de clases. En el terreno del arte, comienza una dinámica evolutiva de estilos que se suceden cronológicamente cada vez con mayor celeridad, que culminará en el siglo XX con una atomización de estilos y corrientes que conviven y se contraponen, se influyen y se enfrentan. Surge el arte moderno como contraposición al arte académico, situándose el artista a la vanguardia de la evolución cultural de la humanidad.

Romanticismo

Movimiento de profunda renovación en todos los géneros artísticos, los románticos pusieron especial atención en el terreno de la espiritualidad, de la imaginación, la fantasía, el sentimiento, la evocación ensoñadora, el amor a la naturaleza, junto a un elemento más oscuro de irracionalidad, de atracción por el ocultismo, la locura, el sueño. Se valoró especialmente la cultura popular, lo exótico, el retorno a formas artísticas menospreciadas del pasado —especialmente las medievales—, y adquirió notoriedad el paisaje, que cobró protagonismo por sí solo.

En pintura, después de una fase prerromántica donde podríamos citar a William Blake y Johann Heinrich Füssli, destacaron Hubert Robert, Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Francesco Hayez, John Constable, Joseph Mallord William Turner, Caspar David Friedrich, Karl Friedrich Schinkel, Philipp Otto Runge, etc. Una derivación del romanticismo fue el movimiento alemán de los Nazarenos, inspirados en el Quattrocento italiano y en el Renacimiento alemán, principalmente Durero (Friedrich Overbeck, Peter Cornelius, Franz Pforr). En España destacaron Genaro Pérez Villaamil, Valeriano Domínguez Bécquer, Leonardo Alenza y Eugenio Lucas.[23]

Realismo

Desde mediados de siglo XIX surgió una tendencia que puso énfasis en la realidad, la descripción del mundo circundante, especialmente de obreros y campesinos en el nuevo marco de la era industrial, con un cierto componente de denuncia social, ligado a movimientos políticos como el socialismo utópico. En pintura destacaron Camille Corot, Gustave Courbet, Jean-François Millet, Honoré Daumier, Adolph von Menzel, Hans Thoma, Ilya Repin y Mariano Fortuny. Ligado al realismo estuvieron dos escuelas paisajísticas: la francesa de Barbizon (Théodore Rousseau, Charles-François Daubigny, Narcisse-Virgile Díaz de la Peña), marcada por un sentimiento panteísta de la naturaleza; y la italiana de los Macchiaioli (Silvestro Lega, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini), de corte antiacadémico, caracterizada por el uso de manchas (macchia en italiano, de ahí el nombre del grupo) de color y formas inacabadas, esbozadas. En Gran Bretaña surgió la escuela de los prerrafaelitas, que se inspiraban —como su nombre indica— en los pintores italianos anteriores a Rafael, así como en la recién surgida fotografía, destacando Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, John Everett Millais y Ford Madox Brown.[24]

Impresionismo

 
Impresión: sol naciente (1872–1873), de Claude Monet, Museo Marmottan Monet, París. Cuadro al que debe su nombre el movimiento.
  • Impresionismo: fue un movimiento profundamente innovador, que supuso una ruptura con el arte académico y una transformación del lenguaje artístico, iniciando el camino hacia los movimientos de vanguardia. Los impresionistas se inspiraban en la naturaleza, de la que pretendían captar una «impresión» visual, la plasmación de un instante en el lienzo —por influjo de la fotografía—, con una técnica de pincelada suelta y tonos claros y luminosos, valorando especialmente la luz. Surgió una nueva temática, derivada de la nueva forma de observar el mundo: junto a los paisajes y marinas, aparecen vistas urbanas y nocturnas, interiores con luz artificial, escenas de cabaret, circo y music-hall, personajes de la bohemia, mendigos, marginados, etc. Cabe mencionar como principales representantes a Édouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas.
  • Neoimpresionismo: evolucionando desde el impresionismo, los neoimpresionistas se preocuparon más de los fenómenos ópticos, desarrollando la técnica del puntillismo, consistente en componer la obra mediante una serie de puntos de colores puros, que se colocan junto a otros de colores complementarios, fusionándose en la retina del espectador en un nuevo tono. Sus principales representantes fueron Georges Seurat y Paul Signac. Otra variante fue el divisionismo, surgido en Italia en ambientes de inconformismo social cercanos al anarquismo. Esta técnica se caracteriza por la proximidad de colores descompuestos, con largas pinceladas que, observadas a larga distancia, producen un efecto de composición. Este estilo fue practicado principalmente por Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo y Gaetano Previati, e influyó en el futurismo italiano.
  • Postimpresionismo: fueron una serie de artistas que, partiendo de los nuevos hallazgos técnicos efectuados por los impresionistas, los reinterpretaron de manera personal, abriendo distintas vías de desarrollo de suma importancia para la evolución del arte en el siglo XX. Así, más que un determinado estilo, el postimpresionismo fue una forma de agrupar a diversos artistas de distinto signo: Henri de Toulouse-Lautrec, autor de escenas de circo y cabaret esbozadas con rápidos apuntes del natural; Paul Gauguin experimentó con la profundidad dando un nuevo valor al plano pictórico, con colores planos de carácter simbólico; Paul Cézanne estructuraba la composición en formas geométricas (cilindro, cono y esfera), en una síntesis analítica de la realidad precursora del cubismo; Vincent van Gogh fue autor de obras de fuerte dramatismo y prospección interior, con pinceladas sinuosas y densas, de intenso colorido, deformando la realidad, a la que otorgó un aire onírico. En España podemos reseñar a Joaquín Sorolla, autor de escenas populares donde destaca la utilización de la luz.[25]

Simbolismo

Estilo de corte fantástico y onírico, surgió como reacción al naturalismo de la corriente realista e impresionista, poniendo especial énfasis en el mundo de los sueños, así como en aspectos satánicos y terroríficos, el sexo y la perversión. Una característica principal del simbolismo fue el esteticismo, reacción al utilitarismo imperante en la época y a la fealdad y materialismo de la era industrial. Frente a ello, el simbolismo otorgó al arte y a la belleza una autonomía propia, sintetizada en la fórmula de Théophile Gautier «el arte por el arte» (L'art pour l'art), llegando incluso a hablarse de «religión estética». La belleza se alejó de cualquier componente moral, convirtiéndose en el fin último del artista, que llega a vivir su propia vida como una obra de arte —como se puede apreciar en la figura del dandy—. Destacaron: Gustave Moreau, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes, James McNeill Whistler, Lawrence Alma-Tadema, Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler y Gustav Klimt, así como el grupo de los Nabis (Maurice Denis, Paul Sérusier, Pierre Bonnard, Félix Vallotton. Ligado al simbolismo estuvo también el llamado arte naïf, cuyos autores eran autodidactas, con una composición algo ingenua y desestructurada, instintiva, con cierto primitivismo, aunque plenamente consciente y expresiva (Henri Rousseau, Séraphine Louis, Grandma Moses).[26]

Modernismo

 
El valle de los naranjos, Biniaraix (Mallorca) (1901), de Santiago Rusiñol.

En paralelo a la arquitectura —la vertiente más destacada de este movimiento— el modernismo también se desarrolló en pintura, surgiendo una notable escuela en Cataluña, con artistas como Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Alexandre de Riquer, Adrià Gual y Joan Llimona, mientras que en un llamado «posmodernismo» —no confundir con el arte postmoderno, aplicado a las últimas tendencias artísticas del siglo XX y principios del XXI— se encuentran nombres como Isidre Nonell y Joaquim Mir. En el resto de Europa, la pintura modernista estuvo muy ligada al mundo del diseño y la ilustración, especialmente al cartelismo, nuevo género artístico a caballo entre la pintura y las artes gráficas, ya que se basaba en un diseño realizado por un pintor o ilustrador, para ser luego reproducido en serie. Destacaron artistas como Alfons Mucha, Aubrey Beardsley, Jan Toorop, Fernand Khnopff, etc.

Siglo XX

 
Fränzi ante una silla tallada (1910), de Ernst Ludwig Kirchner, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

El arte del siglo XX padeció una profunda transformación: en una sociedad más materialista, más consumista, el arte se dirige a los sentidos, no al intelecto. Surgieron así los movimientos de vanguardia, que pretendían integrar el arte en la sociedad, buscando una mayor interrelación artista-espectador, ya que es este último el que interpreta la obra, pudiendo descubrir significados que el artista ni conocía.[27]

Vanguardismo

En los primeros años del siglo XX se forjaron las bases del llamado arte de vanguardia: el concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorías científicas (la subjetividad del tiempo de Bergson, la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica); también influyó la teoría del psicoanálisis de Freud. Por otra parte, las nuevas tecnologías provocaron que el arte cambiase de función, ya que la fotografía y el cine ya se encargaban de plasmar la realidad. Gracias a las colecciones etnográficas fomentadas por el colonialismo europeo los artistas tuvieron contacto con el arte de otras civilizaciones (africano, asiático, oceánico), que aportó una visión más subjetiva y emotiva del arte. Todos estos factores comportaron un cambio de sensibilidad que se tradujo en la búsqueda de nuevas formas de expresión por parte del artista.

  • Futurismo (1909-1930): movimiento italiano que exaltó los valores del progreso técnico e industrial del siglo XX, destacando aspectos de la realidad como el movimiento, la velocidad y la simultaneidad de la acción. El futurismo aspiraba a transformar el mundo, a cambiar la vida, mostrando un concepto idealista y algo utópico del arte como motor de la sociedad. Destacan Giacomo Balla, Gino Severini y Umberto Boccioni.[28]
  • Arte abstracto (1910-1932): cuestionado el concepto de realidad por las nuevas teorías científicas, y con el surgimiento de nuevas tecnologías como la fotografía y el cine, que ya se encargaban de plasmar la realidad, se produjo la génesis del arte abstracto: el artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar sus sentimientos. El arte pierde todo aspecto real y de imitación de la naturaleza para centrarse en la simple expresividad del artista, en formas y colores que carecen de cualquier componente referencial. Iniciado por Vasili Kandinski, fue desarrollado por el movimiento neoplasticista (De Stijl), con figuras como Piet Mondrian y Theo Van Doesburg.
  • Dadaísmo (1916-1922): movimiento de reacción a los desastres de la guerra, el dadaísmo supuso un planteamiento radical del concepto de arte, que pierde cualquier componente basado en la lógica y la razón, reivindicando la duda, el azar, lo absurdo de la existencia. Esto se traduce en un lenguaje subversivo, donde se cuestionan tanto las temáticas como las técnicas tradicionales del arte, experimentando con nuevos materiales y nuevas formas de composición, como el collage, el fotomontaje y los ready-made. Destacan Hans Arp, Francis Picabia, Kurt Schwitters y Marcel Duchamp.

Últimas tendencias

Desde la Segunda Guerra Mundial el arte ha experimentado una vertiginosa dinámica evolutiva, con estilos y movimientos que se suceden cada vez más rápido en el tiempo. El proyecto moderno originado con las vanguardias históricas llegó a su culminación con diversos estilos antimatéricos que destacaban el origen intelectual del arte sobre su realización material, como el arte de acción y el arte conceptual. Alcanzado ese nivel de prospección analítica del arte, se produjo el efecto inverso —como suele ser habitual en la historia del arte, donde los diversos estilos se enfrentan y se contraponen, el rigor de unos sucede al exceso de otros, y viceversa—, retornando a las formas clásicas del arte, aceptando su componente material y estético, y renunciando a su carácter revolucionario y transformador de la sociedad. Surgió así el arte postmoderno, donde el artista transita sin pudor entre diversas técnicas y estilos, sin carácter reivindicativo, volviendo al trabajo artesanal como esencia del artista.[30]

Arte no occidental

 
Joven y pretendientes, Mashhad (Irán), 1556-1565.

Arte islámico

Con la Hégira de Mahoma en 622 surgió una nueva religión, el islamismo, que tuvo una rápida difusión desde el Próximo Oriente por el norte de África, llegando a Europa con la conquista de la península ibérica y con la zona de los Balcanes tras la caída del Imperio Bizantino. Su principal medio de expresión fue la arquitectura, pues la prohibición religiosa de representar imágenes figurativas supuso una seria traba para la pintura y escultura, que era únicamente de tipo ornamental, con motivos abstractos o geométricos.

Así, la pintura islámica se ha utilizado sobre todo como elemento decorativo en las edificaciones, normalmente a través de la escritura (decoración caligráfica mediante versículos del Corán), dibujos geométricos o vegetales y, más raramente, mediante la representación figurativa de personas y animales. La actividad pictórica se vio así reducida a los arabescos, principalmente abstractos, con configuraciones geométricas o pautas florales o vegetales, generalmente en azulejos en las mezquitas. También se desarrolló la iluminación en libros sagrados y profanos, destacando la escuela de Bagdad y la miniatura persa.

Dentro de la pintura mural destacan, en un primer momento, las pinturas de los palacios sirios, como el de Qusair Amra, en el que se narra la historia del rey visigodo don Rodrigo, y contiene escenas íntimas del baño de las mujeres. En el Egipto fatimí (909-1171) se constata la existencia de una rica iconografía, con representaciones animales y humanas, siendo palpable la influencia técnica y estilística de las culturas de la cuenca mediterránea, sobre todo Bizancio. En España, hay pinturas genuinamente islámicas en la Alhambra de Granada, aunque las que pueden verse en la Sala de los Reyes son realizadas por artistas cristianos, siendo más propias del arte occidental que del islámico.

India

 
Bodhisattva del loto azul (hacia 550), vihāra n.º 1 de Ajaṇṭā (Mahārāṣtra).

El arte indio tiene un carácter principalmente religioso, sirviendo como vehículo de transmisión de las distintas religiones que han jalonado la India: hinduismo, budismo, islamismo, cristianismo, etc. También hay que destacar como rasgo distintivo del arte indio su afán de integración con la naturaleza, como adaptación al orden universal, teniendo en cuenta que la mayor parte de elementos naturales (montañas, ríos, árboles) tienen para los indios un carácter sagrado.

La pintura ha tenido en la India menos representación que la arquitectura o la escultura, pero ha estado presente en diversos periodos históricos: de época prehistórica destacan los abrigos rupestres de Bhimbetka (Bhopāl), donde se ha encontrado un conjunto de más de mil cuevas con pinturas rupestres (7000 a.C.). De época gupta (siglos IV-VIII) destaca el templo de Ajaṇṭā, con un conjunto de treinta cuevas excavadas en la roca, de las que dieciséis están decoradas con magníficas pinturas murales sobre la vida de Buda y los cuentos populares budistas jataka, aunque también hay escenas cotidianas y de la naturaleza.[38]

De época islámica (siglos XIII-XVIII) destacó la pintura mogol, desarrollada preferentemente en miniatura, en libros lujosamente decorados, generalmente de temática histórica, biográfica y cortesana, destacando artistas como Basawan, Abu'l Hasan, Sahifa Banu y Sewa.[39]​ También destacó la pintura rajputa, generalmente en miniatura, género que adoptaron del arte islámico, con dos principales escuelas: la rājasthāni, desarrollada en regiones como Mewar, Mālwa, Bundi, Jaipur y Kishangarh; y la pahari, surgida en el siglo XVIII en el Panyab, en pequeños reinos como Guler y Kangra.[40]

En época colonial (siglos XVIII-XX) surgió un estilo denominado «arte de la Compañía» (por la Compañía Británica de las Indias Orientales), caracterizado por la técnica occidental aplicada a representaciones de diversos elementos de la cultura hindú; paralelamente, nació un estilo conocido como kalighat pat, desarrollado en Calcuta, que mezclaba el arte popular indio con el realismo del arte occidental.[41]

China

 
Colores del otoño en las montañas Qiao y Hua, de Zhao Mengfu.

El arte chino ha tenido una evolución más uniforme que el occidental, con un trasfondo cultural y estético común a las sucesivas etapas artísticas, marcadas por sus dinastías reinantes. Como la mayoría del arte oriental tiene una importante carga religiosa (principalmente taoísmo, confucianismo y budismo) y de comunión con la naturaleza.

  • Dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.): época de paz y prosperidad, se introdujo el budismo, que tuvo una implantación lenta pero progresiva. Destacó por sus capillas funerarias, con estatuas aladas de leones, tigres y caballos. La pintura se centró en temas de la corte imperial, nobles y funcionarios, con un sentido confucianista de la solemnidad y la virtud moral.
  • Periodo de las Seis dinastías (220-618): se difundió más ampliamente el budismo, y gracias a la ruta de la seda se recibieron diversas influencias procedentes del oeste asiático. En pintura se formularon los seis principios, enunciados por Xie He a principios del siglo VI, y comenzó la caligrafía artística con la figura legendaria de Wang Xianzhi.[42]
  • Dinastía Tang (618-907): este fue uno de los periodos más florecientes del arte chino. En pintura apareció el paisaje, género inicialmente de signo elitista, destinado a reducidos círculos culturales. Desafortunadamente, los paisajes Tang no han llegado hasta nuestros días, y sólo se conocen por copias, como Templo budista en las colinas después de la lluvia, de Li Cheng (siglo X).
  • Dinastía Song (960-1279): época de gran florecimiento de las artes, se alcanzó un nivel de elevada cultura que sería recordado con gran admiración en posteriores etapas. Continuó el paisaje, con dos estilos: el septentrional, de dibujo preciso y colores nítidos, con figuras de monjes o filósofos, flores e insectos; y el meridional, de pinceladas rápidas, colores ligeros y diluidos, con especial representación de paisajes nublados.
  • Dinastía Ming (1368-1644): supuso la restauración de una dinastía autóctona tras el periodo mongol, retornando a las antiguas tradiciones chinas. La pintura de esta época era tradicional, de signo naturalista y cierta opulencia, como en la obra de Lü Ji, Shen Zhou, Wen Zhengming, etc.

Japón

El arte japonés ha estado marcado por su insularidad, aunque a intervalos ha ido recibiendo la influencia de las civilizaciones continentales, sobre todo de China y Corea. Gran parte del arte producido en Japón ha sido de tipo religioso: a la religión sintoísta, la más típicamente japonesa, formada alrededor del siglo I, se añadió el budismo en torno al siglo V, forjando un sincretismo religioso que aún hoy perdura.

  • Período Kofun (200-600): en este período encontramos las primeras muestras de pintura, como en el enterramiento real de Ōtsuka y las tumbas en forma de dolmen de Kyūshū (siglos V-VI), decoradas con escenas de caza, guerra, caballos, pájaros y barcos, o bien con espirales y círculos concéntricos.
  • Período Nara (646-794): en esta época tuvo su apogeo el arte budista, continuando con gran intensidad la influencia china. La pintura está representada por la decoración mural de Hōryū-ji (finales del siglo VII) y por kakemonos y makimonos, historias pintadas en un largo rollo de papel o seda, con textos relatando las diversas escenas o sutras. A mediados del período se puso de moda el estilo pictórico de la dinastía Tang, como se vislumbra en los murales de la tumba Takamatsuzuka, de alrededor del año 700.
  • Período Heian (794-1185): la iconografía budista tuvo un nuevo desarrollo con la importación de dos nuevas sectas del continente: Tendai y Shingon. En pintura, la aparición de la escuela de yamato-e («pintura japonesa») supuso la independencia de la pintura japonesa de la influencia china. Se caracteriza por su armonía y su concepción diáfana y luminosa, con colores vivos y brillantes, líneas simples y decoración geométrica. Las obras principales se encuentran en los monasterios budistas (Byōdō-in, Kongōbu-ji), y en los rollos manuscritos emaki, como la Historia de Genji. Pese a ello, la influencia china (pintura kara-e) continuó en edificios públicos y oficiales, ya que estaba ligada al prestigio funcionarial.
  • Período Kamakura (1185-1333): en esta época se introdujo en Japón la secta zen, que influyó poderosamente en el arte figurativo. La pintura se caracterizó por un mayor realismo y por su introspección psicológica, desarrollándose principalmente el retratismo y el paisajismo. Continuó el estilo yamato-e y la pintura narrativa en rollos, algunos de hasta 9 metros de longitud. La pintura relacionada con la secta zen era de influencia más directamente china, trazada en sencillas líneas de tinta china siguiendo la máxima zen de que «demasiados colores ciegan la visión».
  • Período Muromachi (1333-1573): en este período floreció notablemente la pintura, enmarcada dentro de la estética zen. Predominó la técnica de la aguada (sumi-e), perfecta transcripción de la doctrina zen, que pretendía reflejar en los paisajes lo que significan, más que lo que representan, destacando Sesshū Tōyō, autor de retratos y paisajes. Cabe mencionar también la Escuela Kanō, fundada por Kanō Masanobu, que aplicó la técnica de la aguada a temas tradicionales.[45]
  • Período Momoyama (1573-1615): el arte de esta época se alejó de la estética budista, remarcando los valores tradicionales japoneses, aunque durante este período se recibieron las primeras influencias de Occidente. En pintura, la escuela Kanō recibió la mayoría de encargos oficiales, desarrollando la pintura mural de los principales castillos japoneses (Kanō Eitoku, Kanō Sanraku). Continuó el estilo yamato-e principalmente entre la clase burguesa, representada por la escuela Tosa, que continuó la tradición épica japonesa de escenas históricas y paisajes, destacando las figuras de Tosa Mitsuyoshi y Tosa Mitsunori.

América

La pintura precolombina no se desarrolló tanto como la arquitectura y la escultura, pero existen numerosos vestigios arqueológicos de pintura mural, especialmente en México: en Teotihuacán las paredes de los edificios solían cubrirse con una capa de estuco pintada con escenas narrativas o diseños decorativos; en Bonampak y Chichén Itzá los mayas decoraban sus templos con frescos de estilo realista que narraban acontecimientos históricos; en Cacaxtla (Tlaxcala) se han descubierto recientemente pinturas murales con representaciones de dioses, sacerdotes y guerreros. También se han encontrado pinturas murales en Mesoamérica, generalmente con diseños geométricos, como en Tierradentro (Colombia), o de tema mitológico, como en Panamarca (Perú).

También hay que remarcar la extraordinaria habilidad mostrada por numerosos pueblos (mayas, mixtecas y aztecas) en la escritura pictográfica, especialmente en códices ilustrados, que solían contar con figuras y símbolos de esmerado dibujo e intensidad cromática, narrando hechos históricos o mitológicos, como el Códice Nuttall de los mixtecas (British Museum, Londres). Otras muestras de pintura precolombina se hallan en la decoración cerámica, especialmente las vasijas mayas, las moches y de la cultura peruana de Nazca.[47]

Desde el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 hasta la independencia de los diversos países americanos a lo largo del siglo XIX (los últimos Cuba y Puerto Rico en 1898) se dio el denominado arte colonial, que fue un fiel reflejo del arte efectuado en Europa. Las primeras muestras de pintura colonial fueron las de escenas religiosas elaboradas por maestros anónimos, como las imágenes de la Virgen con el Niño. La producción artística hecha en Nueva España por indígenas en el siglo XVI es denominada arte indocristiano. La pintura barroca recibió la influencia del tenebrismo sevillano, principalmente de Zurbarán, como se puede apreciar en la obra de los mexicanos José Juárez y Sebastián López de Arteaga, y del boliviano Melchor Pérez de Holguín. A finales del siglo XVI destacó la Escuela cuzqueña de pintura, representada principalmente por Luis de Riaño y Marcos Zapata. En el siglo XVIII la principal influencia sería la de Murillo, y en algún caso —como en Cristóbal de Villalpando— la de Valdés Leal. Destacan Gregorio Vázquez de Arce en Colombia y Juan Rodríguez Juárez y Miguel Cabrera en México.[48]

África

 
Pinturas antiguas de los bosquimanos cerca de Murewa (Zimbabue).

El arte africano ha tenido siempre un marcado carácter mágico-religioso, destinado más a ritos y ceremonias de las diversas creencias animistas y politeístas africanas que no a fines estéticos, aunque también hay producciones de signo ornamental. Sin embargo, la pintura ha tenido escasa representación frente a otros tipo de artes, especialmente la escultura, cumpliendo por lo general un carácter accesorio, en decoración de máscaras y estatuas, frecuentemente con motivos geométricos o abstractos. En las montañas Drakensberg (Sudáfrica), los San (o bosquimanos) realizaron miles de pinturas rupestres entre los siglos XVIII y XIX, relacionadas con rituales chamánicos.[49]​ Pero prácticamente hasta el siglo XX no se ha empezado a producir pintura de forma autónoma, especialmente tras la independencia de los países africanos, surgiendo entonces diversas escuelas como la Poto-Poto en Brazzaville, el movimiento Set Setal en Senegal, Rorke’s Drift en Sudáfrica, Oshogbo en Nigeria, Cyrene en Bulawayo, y otras ciudades como Lubumbashi, Dakar, Maputo, Harare, etc.).[50]

Véase también

Referencias

  1. Tatarkiewicz (2000), vol. I, p. 318.
  2. Tatarkiewicz (2002), p. 45.
  3. Tatarkiewicz (2002), p. 46-48.
  4. Souriau (1998), p. 540-541.
  5. Souriau (1998), p. 612.
  6. Fuga (2004), p. 92-132.
  7. Honour-Fleming (2002), p. 36-44.
  8. Onians (2008), p. 20-25.
  9. Azcárate (1983), p. 29-34.
  10. Azcárate (1983), p. 64-74.
  11. Azcárate (1983), p. 76-88.
  12. Azcárate (1983), p. 96-102.
  13. Azcárate (1983), p. 111-135.
  14. Azcárate (1983), p. 144-155.
  15. Azcárate (1983), p. 226-233.
  16. Azcárate (1983), p. 304-335.
  17. Pérez Sánchez (1983), p. 374-406.
  18. Onians (2008), p. 154-155.
  19. Pérez Sánchez (1983), p. 502-535.
  20. Pérez Sánchez (1983), p. 620-638.
  21. Valeriano Bozal (y otros): Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vol. I). Visor, Madrid, 2000, ISBN 84-7774-580-3, p. 150-154.
  22. Honour-Fleming (2002), p. 640-645.
  23. Ramírez Domínguez (1983), p. 711-726.
  24. Ramírez Domínguez (1983), p. 730-740.
  25. Ramírez Domínguez (1983), p. 759-772.
  26. Honour-Fleming (2002), p. 729-733.
  27. Valeriano Bozal: Los orígenes del arte del siglo XX, Historia 16, Madrid, 1993, p. 6-13.
  28. Ramírez Domínguez (1983), p. 773-786.
  29. Ramírez Domínguez (1983), p. 807-837.
  30. González (1991), p. 3-5.
  31. Cirlot (1990), p. 5-10.
  32. Cirlot (1990), p. 22-25.
  33. Cirlot (1990), p. 10-17.
  34. Cirlot (1990), p. 19-22.
  35. Cirlot (1990), p. 26-29.
  36. Cirlot (1990), p. 30-32.
  37. Cirlot (1990), p. 33-41.
  38. García-Ormaechea (1998), p. 13-14.
  39. Honour-Fleming (2002), p. 548-550.
  40. García-Ormaechea (1998), p. 136-137.
  41. Onians (2008), p. 248-249.
  42. Honour-Fleming (2002), p. 267-276.
  43. Honour-Fleming (2002), p. 557-560.
  44. Honour-Fleming (2002), p. 699-704.
  45. Onians (2008), p. 140-141.
  46. Onians (2008), p. 204-205.
  47. «Pintura precolombina». Consultado el 15 de octubre de 2011. 
  48. Onians (2008), p. 150-153.
  49. Honour-Fleming (2002), p. 764-777.
  50. «Pintura». Consultado el 15 de octubre de 2011. 

Bibliografía

  • AA.VV. (1991). Enciclopedia del Arte Garzanti. Ediciones B, Barcelona. ISBN 84-406-2261-9. 
  • Abad Carlés, Ana (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. Alianza Editorial, Madrid. ISBN 84-206-5666-6. 
  • Azcárate Ristori, José María de; Pérez Sánchez, Alfonso Emilio; Ramírez Domínguez, Juan Antonio (1983). Historia del Arte. Anaya, Madrid. ISBN 84-207-1408-9. 
  • Beltrando-Patier, Marie-Claire (1996). «Historia de la música». Espasa, Madrid. ISBN 84-239-9610-7. 
  • Chilvers, Ian (2007). Diccionario de arte. Alianza Editorial, Madrid. ISBN 978-84-206-6170-4. 
  • Cirlot, Lourdes (1990). «Las últimas tendencias pictóricas». Ed. Vicens-Vives, Barcelona. ISBN 84-316-2726-3. 
  • Dempsey, Amy (2002). Estilos, escuelas y movimientos. Blume, Barcelona. ISBN 84-89396-86-8. 
  • Fuga, Antonella (2004). Técnicas y materiales del arte. Electa, Barcelona. ISBN 84-8156-377-3. 
  • González, Antonio Manuel (1991). Las claves del arte. Últimas tendencias. Planeta, Barcelona. ISBN 84-320-9702-0. 
  • Honour, Hugh y Fleming, John (2002). «Historia mundial del arte». Ed. Akal, Madrid. ISBN 84-460-2092-0. 
  • Lázaro Carreter, Fernando y Tusón, Vicente (1982). Literatura española. Anaya, Madrid. ISBN 84-207-1758-4. 
  • Lladó, Mariantònia y García, Montserrat (1999). Breu història de la literatura universal. La Magrana, Barcelona. ISBN 84-8264-198-0. 
  • Oliva, César y Torres Monreal, Francisco (2002). Historia básica del arte escénico. Cátedra, Madrid. ISBN 84-376-0916-X. 
  • Onians, John (2008). Atlas del arte. Ed. Blume, Barcelona. ISBN 978-84-9801-293-4. 
  • Porter, Miquel y González, Palmira (1988). Las claves de la historia del cine. Ariel, Barcelona. ISBN 84-344-0453-2. 
  • Riquer, Martín de y Valverde, José María (2007). Historia de la literatura universal I. Gredos, Madrid. ISBN 978-84-249-2875-9. 
  • Riquer, Martín de y Valverde, José María (2007). Historia de la literatura universal II. Gredos, Madrid. ISBN 978-84-249-2876-6. 
  • Robertson, Alec y Stevens, Denis (2000). Historia general de la música I. De las formas antiguas a la polifonía. Istmo, Madrid. ISBN 84-7090-034-X. 
  • Sougez, Marie-Loup (2007). Historia general de la fotografía. Cátedra, Madrid. ISBN 978-84-376-2344-3. 
  • Souriau, Étienne (1998). Diccionario Akal de Estética. Akal, Madrid. ISBN 84-460-0832-7. 
  • Tatarkiewicz, Władysław (2000), Historia de la estética I. La estética antigua, Madrid: Akal, ISBN 84-7600-240-8 .
  • Tatarkiewicz, Władysław (2002), Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos, ISBN 84-309-3911-3 .

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Historia del arte.
  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Historia de la pintura.
  • Heilbrunn Timeline of Art History. Atlas geográfico y cronológico de la Historia del Arte, en la página del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (en inglés)
  • Breve Historia de la pintura
  • Estudio de las etapas artísticas
  •   Datos: Q1772393
  •   Multimedia: History of painting

historia, pintura, historia, pintura, tenido, desarrollo, cronológico, estilístico, paralelo, gran, medida, resto, artes, plásticas, bien, diversas, particularidades, tiempo, espacio, debidas, numerosos, factores, desde, derivados, diversas, técnicas, material. La historia de la pintura ha tenido un desarrollo cronologico y estilistico paralelo en gran medida al resto de las artes plasticas si bien con diversas particularidades en el tiempo y el espacio debidas a numerosos factores desde los derivados de las diversas tecnicas y materiales empleados en su confeccion hasta factores socio culturales y esteticos ya que cada pueblo y cada cultura ha desarrollado a lo largo del tiempo distintos conceptos de plasmar la imagen que recibe del mundo circundante La creacion de Adan 1508 1512 de Miguel Angel en la Capilla Sixtina Vaticano La pintura es el arte y tecnica de crear imagenes a traves de la aplicacion de pigmentos de color sobre una superficie sea papel tela madera pared etc Se suele dividir en pintura mural fresco temple o de caballete temple oleo pastel e igualmente puede clasificarse segun su genero retrato paisaje bodegon etc La pintura ha sido durante siglos el principal medio para documentar la realidad reflejando en sus imagenes el devenir historico de las distintas culturas que se han sucedido a lo largo del tiempo asi como sus costumbres y condiciones materiales La clasificacion de la pintura como arte ha variado a lo largo del tiempo en la antiguedad era considerada un mero oficio artesanal mientras que se consideraban actividades artisticas las relacionadas con el intelecto Galeno dividio en el siglo II el arte en artes liberales y artes vulgares segun si tenian un origen intelectual o manual entre las liberales se encontraban la gramatica la retorica y la dialectica que formaban el trivium y la aritmetica la geometria la astronomia y la musica que formaban el quadrivium las vulgares incluian la arquitectura la escultura y la pintura pero tambien otras actividades que hoy se consideran artesania 1 No fue hasta el siglo XVI que empezo a considerarse que la arquitectura la pintura y la escultura eran actividades que requerian no solo oficio y destreza sino tambien un tipo de concepcion intelectual que las hacian superiores a otros tipos de manualidades Se gestaba asi el concepto moderno de arte que durante el Renacimiento adquirio el nombre de arti del disegno artes del diseno por cuanto comprendian que esta actividad el disenar era la principal en la genesis de las obras de arte 2 Por ultimo en 1746 Charles Batteux establecio en Las bellas artes reducidas a un unico principio la concepcion actual de bellas artes concepto que hizo fortuna y ha llegado hasta la actualidad 3 En la historia de la pintura es primordial el estudio de los estilos artisticos cada periodo historico ha tenido unas caracteristicas concretas y definibles comunes a otras regiones y culturas o bien unicas y diferenciadas que han ido evolucionando con el devenir de los tiempos De ahi surgen los diversos estilos que pueden tener un origen geografico o temporal o incluso reducirse a la obra de un artista en concreto siempre y cuando se produzcan unas formas artisticas claramente definitorias Actualmente se entiende como estilo aquella cualidad que identifica la forma de trabajar de expresarse o de concebir una obra de arte por parte del artista o bien en sentido mas generico de un conjunto de artistas u obras que tienen diversos puntos en comun agrupados geografica o cronologicamente 4 Tambien cabe tener en consideracion para el estudio historico de la pintura su clasificacion en diversos generos un genero artistico es una especializacion tematica en que se suelen dividir las diversas artes En la actualidad se consideran como principales generos pictoricos retrato y autorretrato desnudo bodegon y vanidades paisaje y marina pintura de mitologia pintura de historia pintura religiosa y pintura de genero 5 Por ultimo cabe tener en cuenta los distintos procedimientos tecnicos empleados en pintura acrilico tecnica pictorica donde al colorante se le anade un aglutinante plastico acuarela tecnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua con aglutinantes como la goma arabiga o la miel usando como blanco el del propio papel aguada o gouache tecnica similar a la acuarela con colores mas espesos y diluidos en agua o cola mezclada con miel fresco realizado sobre un muro revocado de cal humeda y con colores diluidos en agua de cal miniatura decoracion de manuscritos con laminas de oro y plata y pigmentos de colores aglutinados con cola huevo o goma arabiga oleo tecnica que consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo oleoso aceite de linaza nuez almendra o avellana aceites animales anadiendo aguarras para que seque mejor pastel lapiz de pigmento de diversos colores minerales con aglutinantes caolin yeso goma arabiga latex de higo cola de pescado azucar candi etc amasado con cera y jabon de Marsella y cortado en forma de barritas temple pintura realizada con colores diluidos en agua temperada o engrosada con aglutinantes con base de cola yema de huevo caseina cola de higuera cerezo o ciruelo 6 Indice 1 Prehistoria 1 1 Paleolitico 1 2 Neolitico 2 Arte antiguo 2 1 Egipto 2 2 Grecia 2 3 Roma 3 Arte medieval 3 1 Arte paleocristiano 3 2 Arte prerromanico 3 3 Arte bizantino 3 4 Arte romanico 3 5 Arte gotico 4 Arte de la Edad Moderna 4 1 Renacimiento 4 2 Manierismo 4 3 Barroco 4 4 Rococo 4 5 Neoclasicismo 5 Arte contemporaneo 5 1 Siglo XIX 5 1 1 Romanticismo 5 1 2 Realismo 5 1 3 Impresionismo 5 1 4 Simbolismo 5 1 5 Modernismo 5 2 Siglo XX 5 2 1 Vanguardismo 5 2 2 Ultimas tendencias 6 Arte no occidental 6 1 Arte islamico 6 2 India 6 3 China 6 4 Japon 6 5 America 6 6 Africa 7 Vease tambien 8 Referencias 8 1 Bibliografia 9 Enlaces externosPrehistoria Editar Pintura rupestre de la Roca de los Moros en El Cogul Articulo principal Arte prehistorico El arte prehistorico es el desarrollado por el ser humano desde la Edad de Piedra paleolitico 25 000 8 000 a C mesolitico 8 000 6 000 a C y neolitico 6 000 3 000 a C hasta la Edad de los Metales 3 000 1 000 a C periodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artisticas por parte del ser humano Paleolitico Editar Articulo principal Pintura paleolitica El paleolitico tuvo sus primeras manifestaciones artisticas alrededor del 25 000 a C teniendo su apogeo en el periodo magdaleniense 15 000 8 000 a C Las primeras manifestaciones pictoricas aparecen en cuevas la llamada pintura rupestre como medio de expresar la interrelacion entre el ser humano primitivo y la naturaleza Como material pictorico utilizaban principalmente rojo de oxido de hierro negro de oxido de manganeso y ocre de arcilla La pintura rupestre se desarrollo principalmente en la region franco cantabrica son pinturas de caracter magico religioso de sentido naturalista con representacion de animales destacando las cuevas de Altamira Tito Bustillo Trois Freres Chauvet y Lascaux 7 Neolitico Editar Articulo principal Arte neolitico Este periodo iniciado alrededor del 8 000 a C en el Proximo Oriente supuso una profunda transformacion para el antiguo ser humano que se volvio sedentario y se dedico a la agricultura y la ganaderia surgiendo nuevas formas de convivencia social y desarrollandose la religion En la pintura levantina datada entre el mesolitico y el neolitico se dio la figura humana muy esquematizada con notables ejemplos en El Cogul Valltorta Alpera y Minateda Tambien se dio este tipo de pintura en el norte de Africa Atlas Sahara y en la zona del actual Zimbabue La pintura neolitica solia ser esquematica reducida a trazos basicos el hombre en forma de cruz la mujer en forma triangular Son de destacar igualmente las pinturas rupestres del Rio Pinturas en Argentina especialmente la Cueva de las manos 8 Arte antiguo Editar Pintura mural de la camara funeraria de Amenemhet Imperio Nuevo dinastia XVIII s XV a C Egipto Editar Articulo principal Pintura del antiguo Egipto En Egipto surgio una de las primeras grandes civilizaciones con obras de arte elaboradas y complejas que suponen ya una especializacion profesional por parte del artista artesano Su arte era intensamente religioso y simbolico con un poder politico fuertemente centralizado y jerarquizado otorgando una gran relevancia al concepto religioso de inmortalidad Iniciado alrededor del 3 000 a C el arte egipcio perduro hasta la conquista de Alejandro Magno si bien su influencia persistio en el arte copto y bizantino La pintura egipcia se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxtapuestas en planos superpuestos Las imagenes se representaban con criterio jerarquico por ejemplo el faraon tiene un tamano mas grande que los subditos o los enemigos que estan a su lado Predominaba el canon de perfil que consistia en representar la cabeza y las extremidades de perfil pero los hombros y los ojos de frente 9 Grecia Editar Articulo principal Pintura de la Antigua Grecia En Grecia se desarrollaron las principales manifestaciones artisticas que han marcado la evolucion del arte occidental con un estilo basado en la naturaleza y en el ser humano donde preponderaba la armonia y el equilibrio la racionalidad de las formas y los volumenes y un sentido de imitacion mimesis de la naturaleza que sentaron las bases del llamado arte clasico Tras unos inicios donde destacaron las culturas minoica y micenica el arte griego se desarrollo en tres periodos arcaico clasico y helenistico La pintura griega se desarrollo sobre todo en la ceramica en escenas cotidianas o de tematica historica o mitologica Se suele establecer dos epocas en funcion de la tecnica utilizada en la confeccion de ceramica pintada figuras negras sobre fondo rojo hasta el siglo VI a C y figuras rojas sobre fondo negro desde el siglo VI a C Aunque no han llegado numerosas muestras hasta la actualidad se tiene constancia por fuentes historicas del nombre de varios famosos pintores griegos como Zeuxis Apeles Parrasio Eufranor Polignoto etc 10 Roma Editar Fresco hallado en Pompeya Articulo principal Pintura de la Antigua Roma Con un claro precedente en el arte etrusco el arte romano recibio una gran influencia del arte griego Gracias a la expansion del Imperio Romano el arte clasico grecorromano llego a casi todos los rincones de Europa norte de Africa y Proximo Oriente sentando la base evolutiva del futuro arte desarrollado en estas zonas La pintura romana es conocida sobre todo por los restos hallados en Pompeya donde se perciben cuatro estilos el de incrustacion que imita el revestimiento en marmol el arquitectonico llamado asi por simular arquitecturas el ornamental con arquitecturas fantasticas guirnaldas y amorcillos y el fantastico mezcla de los dos anteriores con paisajes imaginarios variadas formas arquitectonicas y escenas mitologicas 11 Arte medieval Editar Pantocrator del abside de Sant Climent de Taull Museo Nacional de Arte de Cataluna Articulo principal Pintura medieval La caida del Imperio Romano de Occidente marco el inicio en Europa de la Edad Media etapa de cierta decadencia politica y social pues la fragmentacion del imperio en pequenos estados y la dominacion social de la nueva aristocracia militar supuso la feudalizacion de todos los territorios anteriormente administrados por la burocracia imperial El arte clasico sera reinterpretado por las nuevas culturas dominantes de origen germanico mientras que la nueva religion el cristianismo impregnara la mayor parte de la produccion artistica medieval Arte paleocristiano Editar Articulo principal Pintura paleocristiana Se denomina arte paleocristiano al efectuado por los primeros seguidores de esta nueva religion primero de forma oculta mientras aun eran perseguidos por el poder imperial para pasar posteriormente tras la conversion al cristianismo del emperador Constantino a ser el estilo oficial del Imperio Las formas clasicas fueron reinterpretadas para servir como vehiculo de expresion de la nueva religion oficial y se produjo una atomizacion de estilos por zonas geograficas La pintura se dio sobre todo en las catacumbas con escenas religiosas y alegoricas y surgio la miniatura iluminacion de manuscritos con dos principales escuelas la helenistica alejandrina y la siria 12 Arte prerromanico Editar Ilustracion del Beato de San Millan Monasterio de San Millan Articulo principal Arte prerromanico Se denomina asi a los multiples estilos desarrollados en Europa desde la coronacion de Carlomagno ano 800 hasta alrededor del ano 1000 donde la aparicion del romanico supondra la divulgacion de un mismo estilo unitario a lo largo de todo el continente europeo Esta acepcion es simplemente una forma de englobar una serie de estilos independientes y con pocos o ningun factor comun con el unico aglutinante de ser predecesores de la internacionalizacion del romanico Arte carolingio la coronacion de Carlomagno supuso en cierta forma la restauracion del Imperio Romano lo que conllevo un renacer cultural y un primer retorno a la cultura clasica como fuente de inspiracion aunque matizada por la religion cristiana La pintura se circunscribio a la miniatura con varias escuelas como la palatina la de Tours la de Reims y la de Saint Denis Arte otoniano se denomina asi por coincidir con los reinados de Oton I Oton II y Oton III En la pintura otoniana se percibe la influencia bizantina debido al matrimonio de Oton II con Teofano de Constantinopla destacando los frescos de San Jorge de Oberzell Arte celta en las Islas Britanicas recientemente evangelizadas tuvo una epoca de esplendor el arte celta destacando la miniatura de influencia carolingia siendo de relevancia la escuela de Winchester a la que pertenecio el Pontifical de San Aethelwold British Museum Arte mozarabe se denomina mozarabes a los cristianos que vivian bajo la dominacion islamica y que al pasar de nuevo a territorio reconquistado por los cristianos practicaban un tipo de arte de gran influencia islamica Se desarrollo sobre todo en el siglo X principalmente al norte del Duero en el alto Ebro sur de Galicia Cantabria y Pirineos Cabe destacar en miniatura los beatos ilustraciones del Comentario al Apocalipsis del Beato de Liebana 13 Arte bizantino Editar Articulo principal Pintura bizantina Pintura bizantina sobre pergamino siglo X Pese a la caida del Imperio Romano de Occidente en Oriente perduro conocido como Imperio Bizantino hasta la conquista de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos Heredero del arte helenistico el arte bizantino recogio las principales tradiciones artisticas orientales de las que fue puerta de entrada en Europa donde el arte bizantino influyo en el arte prerromanico y romanico Se distinguen en el arte bizantino tres edades de oro una primera en el siglo VI coincidiendo con el reinado de Justiniano una segunda desde el siglo IX hasta la toma de Constantinopla por los cruzados el 1204 y una tercera en el siglo XIV con la dinastia Paleologo La pintura bizantina tuvo en epoca de Justiniano influencia paleocristiana a la vez que recogio diversas tradiciones anteriores especialmente la helenistica y la siria neoatica destacando los conjuntos musivarios de San Demetrio de Salonica y San Vital de Ravena En la segunda edad dorada se establecieron la estetica y la iconografia bizantinas sobre todo en torno a los iconos con una fuerte carga simbolica de las imagenes con figuras estilizadas y perspectivas jerarquicas el tamano de la figura depende de su importancia religiosa En la tercera edad dorada la pintura sustituyo al mosaico sobre todo los iconos de pintura sobre tabla destacando las escuelas de Chipre Salonica Creta Venecia y Moscu donde descuella Andrei Rubliov 14 Arte romanico Editar Codice de Santa Hildegarda 1165 Abadia de Santa Hildegarda Eibingen Alemania Articulo principal Pintura romanica El arte romanico representa el primer estilo de caracter internacional de la cultura europea occidental con una identidad plenamente consolidada tras el paso del latin a las lenguas vernaculas De caracter eminentemente religioso casi todo el arte romanico estaba dirigido a la exaltacion y divulgacion del cristianismo Surgido a mediados del siglo XI se desarrollo fundamentalmente durante el siglo XII a finales del cual empezo a coexistir con el incipiente gotico En el romanico culminaron los diversos estilos producidos por el prerromanico a la vez que se denota la influencia oriental del arte bizantino La pintura romanica era preferentemente mural de signo religioso y figuras esquematicas al igual que la escultura Tuvo una fuerte influencia bizantina difundida sobre todo por la orden benedictina Se desarrollo preferentemente en el abside de las iglesias con un programa iconografico donde destacaba la figura del Pantocrator alrededor del cual se encuentran la Virgen y los apostoles dejando al pie el Juicio Final Vemos esta disposicion en Sant Angelo in Formis Capua Sant Climent de Taull y San Isidoro de Leon Tambien se produjo pintura sobre tabla al temple generalmente en retablos para el altar y la miniatura donde destacaron las escuelas inglesa e italiana 15 Arte gotico Editar El matrimonio Arnolfini 1434 de Jan van Eyck National Gallery de Londres Articulo principal Pintura gotica El arte gotico se desarrollo entre los siglos XII y XVI epoca de gran desarrollo economico y cultural El fin de la epoca feudal supuso el afianzamiento de los estados centralizados con mayor predominio de las ciudades sobre el campo al tiempo que un sector cada vez mayor de la sociedad tenia acceso a la cultura que dejo de ser patrimonio exclusivo de la Iglesia El auge de las universidades comporto un aumento de los estudios cientificos filosoficos y literarios sentando las bases de la cultura moderna La pintura gotica dejo de ser mural para pasar a retablos situados en los altares de las iglesias y empezo a desarrollarse la pintura en lienzo al temple o al oleo Se sucedieron cuatro estilos pictoricos Gotico lineal o franco gotico se desarrollo desde el siglo XIII hasta principios del XIV caracterizado por el dibujo lineal el fuerte cromatismo un naturalismo de lineas sencillas y el idealismo de los temas representados Este estilo se desarrollo sobre todo en vidrieras y miniaturas Gotico italico o trecentista surgido en el siglo XIII en Italia se caracteriza por la aproximacion realizada a la representacion de la profundidad que cristalizara en el Renacimiento con la perspectiva lineal los estudios sobre anatomia y el analisis de la luz para conseguir la matizacion tonal Destacan dos escuelas la florentina Cimabue Giotto Andrea Orcagna y la sienesa Duccio Simone Martini Ambrogio Lorenzetti Gotico internacional corresponde a finales del siglo XIV y primera mitad del XV suponiendo una fusion de los estilos anteriores Se caracteriza por la estilizacion de la figura y el predominio de la linea curva el detallismo tecnico y el naturalismo simbolico de la narracion Destacan los pintores Paul de Limbourg Stefan Lochner Conrad Soest Bernat Martorell y Lluis Borrassa Gotico flamenco surgio en Flandes a principios del siglo XV predominando a lo largo de ese siglo en la mayor parte de Europa excepto Italia donde ya descollaba el Renacimiento Su principal aportacion es la tecnica al oleo que da colores mas brillantes y permite su gradacion en diversas gamas cromaticas a la vez que permite mayor minuciosidad en los detalles Cabe destacar a Jan y Hubert van Eyck Robert Campin Rogier van der Weyden Hans Memling Gerard David Hugo van der Goes y el Bosco en el resto de Europa Jean Fouquet Conrad Witz Martin Schongauer Hans Holbein el Viejo Nuno Goncalves Lluis Dalmau Jaume Huguet Bartolome Bermejo Fernando Gallego etc 16 Arte de la Edad Moderna Editar El nacimiento de Venus 1485 de Sandro Botticelli Uffizi Florencia Articulo principal Arte de la Edad Moderna El arte de la Edad Moderna no confundir con arte moderno que se suele emplear como sinonimo de arte contemporaneo se desarrollo entre los siglos XV y XVIII La Edad Moderna supuso cambios radicales a nivel politico economico social y cultural la consolidacion de los estados centralizados supuso la instauracion del absolutismo los nuevos descubrimientos geograficos especialmente el continente americano abrieron una epoca de expansion territorial y comercial suponiendo el inicio del colonialismo la invencion de la imprenta conllevo una mayor difusion de la cultura que se abrio a todo tipo de publico la religion perdio la preponderancia que tenia en la epoca medieval a lo que coadyuvo el surgimiento del protestantismo a la vez el humanismo surgio como nueva tendencia cultural dejando paso a una concepcion mas cientifica del hombre y del universo Renacimiento Editar Articulo principal Pintura renacentista La Gioconda 1503 1506 de Leonardo da Vinci Museo del Louvre Surgido en Italia en el siglo XV Quattrocento se expandio por el resto de Europa desde finales de ese siglo e inicios del XVI Los artistas se inspiraron en el arte clasico grecorromano por lo que se hablo de renacimiento artistico tras el oscurantismo medieval Estilo inspirado en la naturaleza surgieron nuevos modelos de representacion como el uso de la perspectiva Sin renunciar a la tematica religiosa cobro mayor relevancia la representacion del ser humano y su entorno apareciendo nuevas tematicas como la mitologica o la historica o nuevos generos como el paisaje el bodegon e incluso el desnudo La belleza dejo de ser simbolica como en la era medieval para tener un componente mas racional y mesurado sobre la base de la armonia y la proporcion La pintura renacentista sufrio una notable evolucion desde las formas medievales con formas naturalistas y tematicas profanas o mitologicas junto a las religiosas Los estudios de perspectiva permitieron hacer obras de gran efecto realista basadas en proporciones matematicas con especial utilizacion de la seccion aurea tras el estudio publicado por Luca Pacioli De Divina Proportione 1509 Se utilizo el fresco y el temple mientras que se introdujo el oleo a mediados del siglo XV por influencia flamenca Uno de sus principales exponentes fue Leonardo Da Vinci genio polifacetico que introdujo el sfumato o perspectiva aerea con obras como La Virgen de las Rocas 1483 La Ultima Cena 1495 1497 La Gioconda 1503 etc Otro nombre de relevancia fue Rafael maestro del clasicismo sereno y equilibrado con una perfecta ejecucion pictorica como se demuestra en sus frescos de las Estancias del Vaticano Otros artistas destacados fueron Masaccio Fra Angelico Paolo Ucello Andrea del Castagno Perugino Piero della Francesca Benozzo Gozzoli Domenico Ghirlandaio Botticelli Andrea del Verrocchio Luca Signorelli Andrea Mantegna Giovanni Bellini Antonello da Messina etc En el resto de Europa Matthias Grunewald Alberto Durero Hans Holbein el Joven y Lucas Cranach el Viejo en Alemania Quentin Metsys y Pieter Brueghel en Holanda y Pedro Berruguete Alejo Fernandez Vicente Masip Juan de Juanes Pedro Machuca y Luis de Morales en Espana 17 Manierismo Editar Venus de Urbino 1538 de Tiziano Galeria Uffizi Florencia Articulo principal Pintura manierista Surgido igualmente en Italia a mediados del siglo XVI como evolucion de las formas renacentistas el manierismo abandono la naturaleza como fuente de inspiracion para buscar un tono mas emotivo y expresivo cobrando importancia la interpretacion subjetiva que el artista hace de la obra de arte La pintura manierista tuvo un sello mas caprichoso extravagante con gusto por la forma sinuosa y estilizada deformando la realidad con perspectivas distorsionadas y atmosferas efectistas Destaco en primer lugar Miguel Angel autor de la decoracion de la Capilla Sixtina seguido de Bronzino Andrea del Sarto Pontormo Correggio Parmigianino Giorgione Tiziano Veronese Tintoretto Jacopo Bassano Giuseppe Arcimboldo etc Cabe mencionar a Maarten van Heemskerck y Abraham Bloemaert en los Paises Bajos y Bartholomeus Spranger en Alemania En Espana destacaron Juan Fernandez de Navarrete Alonso Sanchez Coello Juan Pantoja de la Cruz y especialmente El Greco artista excepcional creador de un estilo personal y unico de fuerte sentido expresionista 18 Barroco Editar Articulo principal Pintura barroca Las Meninas 1656 de Diego Velazquez Museo del Prado El barroco se desarrollo entre el siglo XVII y principios del XVIII Fue una epoca de grandes disputas en el terreno politico y religioso surgiendo una division entre los paises catolicos contrarreformistas donde se afianzo el estado absolutista y los paises protestantes de signo mas parlamentario El arte se volvio mas refinado y ornamentado con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas mas dinamicas y efectistas con gusto por lo sorprendente y anecdotico por las ilusiones opticas y los golpes de efecto La pintura barroca se desarrollo en dos tendencias contrapuestas el naturalismo basado en la estricta realidad natural con gusto por el claroscuro el llamado tenebrismo donde cabe citar a Caravaggio Orazio y Artemisia Gentileschi Pieter van Laer Adam Elsheimer Georges de La Tour y los hermanos Le Nain y el clasicismo que es igualmente realista pero con un concepto de la realidad mas intelectual e idealizado englobando a Annibale Carracci Guido Reni Domenichino Guercino Giovanni Lanfranco Nicolas Poussin Claude Lorrain Hyacinthe Rigaud etc En el llamado pleno barroco segunda mitad del siglo XVII de estilo decorativo y predominio de la pintura mural destacaron Pietro da Cortona Andrea Pozzo Luca Giordano y Charles Le Brun Aparte de estas corrientes hubo infinidad de escuelas estilos y autores de muy diverso signo destacando dos escuelas regionales la flamenca Peter Paul Rubens Anton Van Dyck Jacob Jordaens Frans Snyders y la holandesa Rembrandt Jan Vermeer Frans Hals En Espana destaco la figura excepcional de Diego Velazquez La fragua de Vulcano 1630 La rendicion de Breda 1635 Venus del espejo 1650 Las Meninas 1656 Las hilanderas 1657 asi como Jose de Ribera Francisco Ribalta Alonso Cano Francisco de Zurbaran Juan de Valdes Leal y Bartolome Esteban Murillo 19 Rococo Editar El columpio 1767 de Jean Honore Fragonard Coleccion Wallace Londres Articulo principal Pintura rococo Desarrollado en el siglo XVIII en convivencia a principios de siglo con el barroco y a finales con el neoclasicismo supuso la pervivencia de las principales manifestaciones artisticas del barroco con un sentido mas enfatizado de la decoracion y el gusto ornamental que son llevados a un paroxismo de riqueza sofisticacion y elegancia El progresivo auge social de la burguesia y los adelantos cientificos asi como el ambiente cultural de la Ilustracion conllevaron el abandono de los temas religiosos a favor de nuevas tematicas y actitudes mas mundanas destacando el lujo y la ostentacion como nuevos factores de prestigio social La pintura rococo se movio entre la exaltacion religiosa o el paisajismo vedutista en Italia Giambattista Tiepolo Canaletto Francesco Guardi y las escenas cortesanas de Jean Antoine Watteau Francois Boucher Jean Baptiste Simeon Chardin y Jean Honore Fragonard en Francia pasando por el retratismo ingles de Joshua Reynolds y Thomas Gainsborough Figura aparte es el inclasificable pintor espanol Francisco de Goya que evoluciono desde un sello mas o menos rococo hasta un cierto prerromanticismo pero con una obra personal y expresiva de fuerte tono intimista Cultivo tanto la pintura como el grabado siendo igualmente de destacar sus cartones para tapices Entre sus obras destacan los Caprichos 1799 La familia de Carlos IV 1800 El tres de mayo de 1808 en Madrid 1814 las Pinturas negras 1820 etc 20 Neoclasicismo Editar Juramento de los Horacios 1784 de Jacques Louis David Museo del Louvre Articulo principal Pintura neoclasica El auge de la burguesia tras la Revolucion Francesa favorecio el resurgimiento de las formas clasicas mas puras y austeras en contraposicion a los excesos ornamentales del barroco y rococo identificados con la aristocracia A este ambiente de valoracion del legado clasico grecorromano influyo el hallazgo arqueologico de Pompeya y Herculano junto a la difusion de un ideario de perfeccion de las formas clasicas efectuado por Johann Joachim Winckelmann quien postulo que en la antigua Grecia se dio la belleza perfecta generando un mito sobre la perfeccion de la belleza clasica que aun condiciona la percepcion del arte hoy dia 21 La pintura neoclasica mantuvo un sello austero y equilibrado influido por la escultura grecorromana o figuras como Rafael y Poussin Destaco especialmente Jacques Louis David pintor oficial de la Revolucion Francesa Juramento de los Horacios 1784 La muerte de Marat 1793 Napoleon cruzando los Alpes 1800 Junto a el conviene recordar a Francois Gerard Antoine Jean Gros Pierre Paul Prud hon Anne Louis Girodet Trioson Jean Auguste Dominique Ingres Joseph Wright of Derby Johann Zoffany Angelika Kauffmann Anton Raphael Mengs Joseph Anton Koch Asmus Jacob Carstens Jose de Madrazo etc 22 Arte contemporaneo Editar Viajero frente al mar de niebla 1818 de Caspar David Friedrich Kunsthalle de Hamburgo Articulo principal Pintura contemporanea Siglo XIX Editar Articulo principal Historia del Arte del siglo XIX Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se sentaron las bases de la sociedad contemporanea marcada en el terreno politico por el fin del absolutismo y la instauracion de gobiernos democraticos impulso iniciado con la Revolucion Francesa y en lo economico por la Revolucion Industrial y el afianzamiento del capitalismo que tendra respuesta en el marxismo y la lucha de clases En el terreno del arte comienza una dinamica evolutiva de estilos que se suceden cronologicamente cada vez con mayor celeridad que culminara en el siglo XX con una atomizacion de estilos y corrientes que conviven y se contraponen se influyen y se enfrentan Surge el arte moderno como contraposicion al arte academico situandose el artista a la vanguardia de la evolucion cultural de la humanidad Romanticismo Editar Articulo principal Pintura romantica La Libertad guiando al pueblo 1830 de Eugene Delacroix Museo del Louvre Paris Movimiento de profunda renovacion en todos los generos artisticos los romanticos pusieron especial atencion en el terreno de la espiritualidad de la imaginacion la fantasia el sentimiento la evocacion ensonadora el amor a la naturaleza junto a un elemento mas oscuro de irracionalidad de atraccion por el ocultismo la locura el sueno Se valoro especialmente la cultura popular lo exotico el retorno a formas artisticas menospreciadas del pasado especialmente las medievales y adquirio notoriedad el paisaje que cobro protagonismo por si solo En pintura despues de una fase prerromantica donde podriamos citar a William Blake y Johann Heinrich Fussli destacaron Hubert Robert Eugene Delacroix Theodore Gericault Francesco Hayez John Constable Joseph Mallord William Turner Caspar David Friedrich Karl Friedrich Schinkel Philipp Otto Runge etc Una derivacion del romanticismo fue el movimiento aleman de los Nazarenos inspirados en el Quattrocento italiano y en el Renacimiento aleman principalmente Durero Friedrich Overbeck Peter Cornelius Franz Pforr En Espana destacaron Genaro Perez Villaamil Valeriano Dominguez Becquer Leonardo Alenza y Eugenio Lucas 23 Realismo Editar El Angelus 1857 de Jean Francois Millet Museo de Orsay Paris Articulo principal Realismo pictorico Desde mediados de siglo XIX surgio una tendencia que puso enfasis en la realidad la descripcion del mundo circundante especialmente de obreros y campesinos en el nuevo marco de la era industrial con un cierto componente de denuncia social ligado a movimientos politicos como el socialismo utopico En pintura destacaron Camille Corot Gustave Courbet Jean Francois Millet Honore Daumier Adolph von Menzel Hans Thoma Ilya Repin y Mariano Fortuny Ligado al realismo estuvieron dos escuelas paisajisticas la francesa de Barbizon Theodore Rousseau Charles Francois Daubigny Narcisse Virgile Diaz de la Pena marcada por un sentimiento panteista de la naturaleza y la italiana de los Macchiaioli Silvestro Lega Giovanni Fattori Telemaco Signorini de corte antiacademico caracterizada por el uso de manchas macchia en italiano de ahi el nombre del grupo de color y formas inacabadas esbozadas En Gran Bretana surgio la escuela de los prerrafaelitas que se inspiraban como su nombre indica en los pintores italianos anteriores a Rafael asi como en la recien surgida fotografia destacando Dante Gabriel Rossetti Edward Burne Jones John Everett Millais y Ford Madox Brown 24 Impresionismo Editar Impresion sol naciente 1872 1873 de Claude Monet Museo Marmottan Monet Paris Cuadro al que debe su nombre el movimiento Impresionismo fue un movimiento profundamente innovador que supuso una ruptura con el arte academico y una transformacion del lenguaje artistico iniciando el camino hacia los movimientos de vanguardia Los impresionistas se inspiraban en la naturaleza de la que pretendian captar una impresion visual la plasmacion de un instante en el lienzo por influjo de la fotografia con una tecnica de pincelada suelta y tonos claros y luminosos valorando especialmente la luz Surgio una nueva tematica derivada de la nueva forma de observar el mundo junto a los paisajes y marinas aparecen vistas urbanas y nocturnas interiores con luz artificial escenas de cabaret circo y music hall personajes de la bohemia mendigos marginados etc Cabe mencionar como principales representantes a Edouard Manet Claude Monet Camille Pissarro Alfred Sisley Pierre Auguste Renoir y Edgar Degas Neoimpresionismo evolucionando desde el impresionismo los neoimpresionistas se preocuparon mas de los fenomenos opticos desarrollando la tecnica del puntillismo consistente en componer la obra mediante una serie de puntos de colores puros que se colocan junto a otros de colores complementarios fusionandose en la retina del espectador en un nuevo tono Sus principales representantes fueron Georges Seurat y Paul Signac Otra variante fue el divisionismo surgido en Italia en ambientes de inconformismo social cercanos al anarquismo Esta tecnica se caracteriza por la proximidad de colores descompuestos con largas pinceladas que observadas a larga distancia producen un efecto de composicion Este estilo fue practicado principalmente por Giovanni Segantini Giuseppe Pellizza da Volpedo y Gaetano Previati e influyo en el futurismo italiano Postimpresionismo fueron una serie de artistas que partiendo de los nuevos hallazgos tecnicos efectuados por los impresionistas los reinterpretaron de manera personal abriendo distintas vias de desarrollo de suma importancia para la evolucion del arte en el siglo XX Asi mas que un determinado estilo el postimpresionismo fue una forma de agrupar a diversos artistas de distinto signo Henri de Toulouse Lautrec autor de escenas de circo y cabaret esbozadas con rapidos apuntes del natural Paul Gauguin experimento con la profundidad dando un nuevo valor al plano pictorico con colores planos de caracter simbolico Paul Cezanne estructuraba la composicion en formas geometricas cilindro cono y esfera en una sintesis analitica de la realidad precursora del cubismo Vincent van Gogh fue autor de obras de fuerte dramatismo y prospeccion interior con pinceladas sinuosas y densas de intenso colorido deformando la realidad a la que otorgo un aire onirico En Espana podemos resenar a Joaquin Sorolla autor de escenas populares donde destaca la utilizacion de la luz 25 Simbolismo Editar El beso 1908 de Gustav Klimt Osterreichische Galerie Belvedere Viena Articulos principales Simbolismoy Pintura simbolista Estilo de corte fantastico y onirico surgio como reaccion al naturalismo de la corriente realista e impresionista poniendo especial enfasis en el mundo de los suenos asi como en aspectos satanicos y terrorificos el sexo y la perversion Una caracteristica principal del simbolismo fue el esteticismo reaccion al utilitarismo imperante en la epoca y a la fealdad y materialismo de la era industrial Frente a ello el simbolismo otorgo al arte y a la belleza una autonomia propia sintetizada en la formula de Theophile Gautier el arte por el arte L art pour l art llegando incluso a hablarse de religion estetica La belleza se alejo de cualquier componente moral convirtiendose en el fin ultimo del artista que llega a vivir su propia vida como una obra de arte como se puede apreciar en la figura del dandy Destacaron Gustave Moreau Odilon Redon Pierre Puvis de Chavannes James McNeill Whistler Lawrence Alma Tadema Arnold Bocklin Ferdinand Hodler y Gustav Klimt asi como el grupo de los Nabis Maurice Denis Paul Serusier Pierre Bonnard Felix Vallotton Ligado al simbolismo estuvo tambien el llamado arte naif cuyos autores eran autodidactas con una composicion algo ingenua y desestructurada instintiva con cierto primitivismo aunque plenamente consciente y expresiva Henri Rousseau Seraphine Louis Grandma Moses 26 Modernismo Editar El valle de los naranjos Biniaraix Mallorca 1901 de Santiago Rusinol Articulo principal Modernismo arte En paralelo a la arquitectura la vertiente mas destacada de este movimiento el modernismo tambien se desarrollo en pintura surgiendo una notable escuela en Cataluna con artistas como Ramon Casas Santiago Rusinol Alexandre de Riquer Adria Gual y Joan Llimona mientras que en un llamado posmodernismo no confundir con el arte postmoderno aplicado a las ultimas tendencias artisticas del siglo XX y principios del XXI se encuentran nombres como Isidre Nonell y Joaquim Mir En el resto de Europa la pintura modernista estuvo muy ligada al mundo del diseno y la ilustracion especialmente al cartelismo nuevo genero artistico a caballo entre la pintura y las artes graficas ya que se basaba en un diseno realizado por un pintor o ilustrador para ser luego reproducido en serie Destacaron artistas como Alfons Mucha Aubrey Beardsley Jan Toorop Fernand Khnopff etc Siglo XX Editar Franzi ante una silla tallada 1910 de Ernst Ludwig Kirchner Museo Thyssen Bornemisza Madrid Articulo principal Arte del siglo XX El arte del siglo XX padecio una profunda transformacion en una sociedad mas materialista mas consumista el arte se dirige a los sentidos no al intelecto Surgieron asi los movimientos de vanguardia que pretendian integrar el arte en la sociedad buscando una mayor interrelacion artista espectador ya que es este ultimo el que interpreta la obra pudiendo descubrir significados que el artista ni conocia 27 Vanguardismo Editar Articulo principal Vanguardismo En los primeros anos del siglo XX se forjaron las bases del llamado arte de vanguardia el concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorias cientificas la subjetividad del tiempo de Bergson la relatividad de Einstein la mecanica cuantica tambien influyo la teoria del psicoanalisis de Freud Por otra parte las nuevas tecnologias provocaron que el arte cambiase de funcion ya que la fotografia y el cine ya se encargaban de plasmar la realidad Gracias a las colecciones etnograficas fomentadas por el colonialismo europeo los artistas tuvieron contacto con el arte de otras civilizaciones africano asiatico oceanico que aporto una vision mas subjetiva y emotiva del arte Todos estos factores comportaron un cambio de sensibilidad que se tradujo en la busqueda de nuevas formas de expresion por parte del artista Fovismo 1905 1908 primer movimiento vanguardista del siglo XX el fovismo supuso una experimentacion en el terreno del color que era concebido de modo subjetivo y personal aplicandole valores emotivos y expresivos independientes respecto a la naturaleza Destacan Henri Matisse Albert Marquet Raoul Dufy Andre Derain Maurice de Vlaminck y Kees van Dongen Expresionismo 1905 1923 surgido como reaccion al impresionismo los expresionistas defendian un arte mas personal e intuitivo donde predominase la vision interior del artista la expresion frente a la plasmacion de la realidad la impresion reflejando en sus obras una tematica personal e intimista con gusto por lo fantastico deformando la realidad para acentuar el caracter expresivo de la obra Con precedentes en las figuras de Edvard Munch y James Ensor se formo principalmente en torno a dos grupos Die Brucke Ernst Ludwig Kirchner Erich Heckel Karl Schmidt Rottluff Emil Nolde y Der Blaue Reiter Vasili Kandinski Franz Marc August Macke Paul Klee Otros exponentes fueron el Grupo de Viena Egon Schiele Oskar Kokoschka y la Escuela de Paris Amedeo Modigliani Marc Chagall Georges Rouault Chaim Soutine Figuras individuales serian Jose Gutierrez Solana Constant Permeke Candido Portinari Oswaldo Guayasamin etc Tambien se suele considerar como una derivacion del expresionismo el grupo Nueva Objetividad George Grosz Otto Dix Max Beckmann En Mexico tuvo su expresion en el muralismo de Jose Clemente Orozco Diego Rivera David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo e influyo en la obra de Frida Kahlo Retrato de Picasso 1912 de Juan Gris Instituto de Arte de Chicago Cubismo 1907 1914 este movimiento se baso en la deformacion de la realidad mediante la destruccion de la perspectiva espacial de origen renacentista organizando el espacio sobre la base de una trama geometrica con vision simultanea de los objetos una gama de colores frios y apagados y una nueva concepcion de la obra de arte con la introduccion del collage La figura principal de este movimiento fue Pablo Picasso uno de los grandes genios del siglo XX junto a Georges Braque Juan Gris y Fernand Leger Una derivacion del cubismo fue el orfismo de Robert Delaunay asi como el rayonismo ruso sintesis de cubisno futurismo y orfismo Mijail Larionov Natalia Goncharova Igualmente el purismo fue un movimiento poscubista Amedee Ozenfant Le Corbusier Futurismo 1909 1930 movimiento italiano que exalto los valores del progreso tecnico e industrial del siglo XX destacando aspectos de la realidad como el movimiento la velocidad y la simultaneidad de la accion El futurismo aspiraba a transformar el mundo a cambiar la vida mostrando un concepto idealista y algo utopico del arte como motor de la sociedad Destacan Giacomo Balla Gino Severini y Umberto Boccioni 28 Arte abstracto 1910 1932 cuestionado el concepto de realidad por las nuevas teorias cientificas y con el surgimiento de nuevas tecnologias como la fotografia y el cine que ya se encargaban de plasmar la realidad se produjo la genesis del arte abstracto el artista ya no intenta reflejar la realidad sino su mundo interior expresar sus sentimientos El arte pierde todo aspecto real y de imitacion de la naturaleza para centrarse en la simple expresividad del artista en formas y colores que carecen de cualquier componente referencial Iniciado por Vasili Kandinski fue desarrollado por el movimiento neoplasticista De Stijl con figuras como Piet Mondrian y Theo Van Doesburg Constructivismo 1914 1930 surgido en la Rusia revolucionaria fue un estilo comprometido politicamente que pretendia a traves del arte realizar una transformacion de la sociedad mediante una reflexion sobre las formas puras artisticas concebidas desde aspectos como el espacio y el tiempo que generan una serie de obras de estilo abstracto con tendencia a la geometrizacion Destacan Vladimir Tatlin Lissitzky Anton Pevsner y Naum Gabo Una variante fue el suprematismo de Kasimir Malevich Dadaismo 1916 1922 movimiento de reaccion a los desastres de la guerra el dadaismo supuso un planteamiento radical del concepto de arte que pierde cualquier componente basado en la logica y la razon reivindicando la duda el azar lo absurdo de la existencia Esto se traduce en un lenguaje subversivo donde se cuestionan tanto las tematicas como las tecnicas tradicionales del arte experimentando con nuevos materiales y nuevas formas de composicion como el collage el fotomontaje y los ready made Destacan Hans Arp Francis Picabia Kurt Schwitters y Marcel Duchamp Surrealismo 1924 1955 con un claro precedente en la pintura metafisica Giorgio de Chirico Carlo Carra el surrealismo puso especial enfasis en la imaginacion la fantasia el mundo de los suenos con una fuerte influencia del psicoanalisis La pintura surrealista se movio entre la figuracion Salvador Dali Paul Delvaux Rene Magritte Max Ernst y la abstraccion Joan Miro Andre Masson Yves Tanguy 29 Ultimas tendencias Editar Desde la Segunda Guerra Mundial el arte ha experimentado una vertiginosa dinamica evolutiva con estilos y movimientos que se suceden cada vez mas rapido en el tiempo El proyecto moderno originado con las vanguardias historicas llego a su culminacion con diversos estilos antimatericos que destacaban el origen intelectual del arte sobre su realizacion material como el arte de accion y el arte conceptual Alcanzado ese nivel de prospeccion analitica del arte se produjo el efecto inverso como suele ser habitual en la historia del arte donde los diversos estilos se enfrentan y se contraponen el rigor de unos sucede al exceso de otros y viceversa retornando a las formas clasicas del arte aceptando su componente material y estetico y renunciando a su caracter revolucionario y transformador de la sociedad Surgio asi el arte postmoderno donde el artista transita sin pudor entre diversas tecnicas y estilos sin caracter reivindicativo volviendo al trabajo artesanal como esencia del artista 30 Informalismo 1945 1960 conjunto de tendencias basadas en la expresividad del artista renunciando a cualquier aspecto racional del arte estructura composicion aplicacion preconcebida del color Es un arte eminentemente abstracto donde cobra relevancia el soporte material de la obra que asume el protagonismo por encima de cualquier tematica o composicion Incluye diversas corrientes como el tachismo el art brut y la pintura materica Destacan Georges Mathieu Hans Hartung Jean Fautrier Jean Dubuffet Lucio Fontana etc En Espana surgieron los grupos El Paso Antonio Saura Manolo Millares y Dau al set Antoni Tapies Modest Cuixart En Estados Unidos se desarrollo el expresionismo abstracto tambien llamado action painting caracterizado por la utilizacion de la tecnica del dripping el chorreado de pintura sobre la tela sobre la que intervenia el artista con diversos utensilios o con su propio cuerpo Entre sus miembros figuran Jackson Pollock Mark Rothko Franz Kline y Willem de Kooning 31 Nueva figuracion 1945 1960 como reaccion a la abstraccion informalista surgio un movimiento que recupero la figuracion con cierta influencia expresionista y con total libertad de composicion Aunque se basaban en la figuracion no quiere decir que esta fuese realista sino que podia ser deformada o esquematizada a gusto del artista En la genesis de este estilo tuvo decisiva influencia la filosofia existencialista y su vision pesimista del ser humano y entroncaron con el movimiento beat y los angry young men Entre sus figuras se puede mencionar a Francis Bacon Lucian Freud Bernard Buffet Nicolas de Stael y los miembros del grupo CoBrA Karel Appel Asger Jorn Corneille y Pierre Alechinsky Arte cinetico desde 1950 tambien llamado op art arte optico es un estilo que pone enfasis en el aspecto visual del arte especialmente en los efectos opticos que son producidos bien por ilusiones opticas figuras ambiguas imagenes persistentes efecto de moire bien mediante el movimiento o los juegos de luces Es un arte abstracto pero racional compositivo al contrario que el informalismo Destacan Victor Vasarely Bridget Riley Jesus Rafael Soto Yaacov Agam Julio Le Parc Eusebio Sempere etc 32 Pop art 1955 1970 surgio en Estados Unidos como movimiento de rechazo al expresionismo abstracto englobando una serie de autores que retornaron a la figuracion con un marcado componente de inspiracion popular tomando imagenes del mundo de la publicidad la fotografia el comic y los medios de comunicacion de masas Con un precedente en el llamado New Dada Robert Rauschenberg Jasper Johns destacaron en el pop art Andy Warhol Roy Lichtenstein Tom Wesselmann James Rosenquist Eduardo Paolozzi y Richard Hamilton 33 Nuevo realismo 1958 1970 movimiento frances inspirado en el mundo de la realidad circundante del consumismo y la sociedad industrial del que extraen al contrario que en el pop art su aspecto mas desagradable con especial predileccion por los materiales detriticos Sus representantes fueron Yves Klein Piero Manzoni Martial Raysse Niki de Saint Phalle etc 34 Minimalismo 1963 1980 con un antecedente en la Nueva abstraccion o Abstraccion postpictorica Barnett Newman Frank Stella Ellsworth Kelly Kenneth Noland el minimalismo fue una corriente que supuso un proceso de desmaterializacion que desembocaria en el arte conceptual Son obras de caracter abstracto de acusada simplicidad reducidas a un minimo motivo depurado al planteamiento inicial del autor la base sobre la que habria desarrollado la idea que sin embargo queda plasmada en su fase inicial Destacan Robert Mangold y Robert Ryman 35 Hiperrealismo desde 1965 como reaccion al minimalismo surgio esta nueva corriente figurativa caracterizada por su vision superlativa y exagerada de la realidad que es plasmada con gran exactitud en todos sus detalles con un aspecto casi fotografico Destacan Chuck Close Richard Estes Don Eddy John Salt Ralph Goings y Antonio Lopez Garcia 36 Arte postmoderno desde 1975 por oposicion al denominado arte moderno es el arte propio de la postmodernidad Asumen el fracaso de los movimientos de vanguardia como el fracaso del proyecto moderno las vanguardias pretendian eliminar la distancia entre el arte y la vida universalizar el arte el artista postmoderno en cambio es autorreferencial el arte habla del arte no pretenden hacer una labor social Destacan artistas individuales como Jeff Koons David Salle Jean Michel Basquiat Keith Haring Julian Schnabel Eric Fischl Miquel Barcelo etc o tambien diversos movimientos como la transvanguardia italiana Sandro Chia Francesco Clemente Enzo Cucchi Nicola De Maria Mimmo Paladino el neoexpresionismo aleman Anselm Kiefer Georg Baselitz Jorg Immendorff Markus Lupertz Sigmar Polke el neomanierismo la figuracion libre etc 37 Arte no occidental Editar Joven y pretendientes Mashhad Iran 1556 1565 Arte islamico Editar Articulo principal Pintura islamica Con la Hegira de Mahoma en 622 surgio una nueva religion el islamismo que tuvo una rapida difusion desde el Proximo Oriente por el norte de Africa llegando a Europa con la conquista de la peninsula iberica y con la zona de los Balcanes tras la caida del Imperio Bizantino Su principal medio de expresion fue la arquitectura pues la prohibicion religiosa de representar imagenes figurativas supuso una seria traba para la pintura y escultura que era unicamente de tipo ornamental con motivos abstractos o geometricos Asi la pintura islamica se ha utilizado sobre todo como elemento decorativo en las edificaciones normalmente a traves de la escritura decoracion caligrafica mediante versiculos del Coran dibujos geometricos o vegetales y mas raramente mediante la representacion figurativa de personas y animales La actividad pictorica se vio asi reducida a los arabescos principalmente abstractos con configuraciones geometricas o pautas florales o vegetales generalmente en azulejos en las mezquitas Tambien se desarrollo la iluminacion en libros sagrados y profanos destacando la escuela de Bagdad y la miniatura persa Dentro de la pintura mural destacan en un primer momento las pinturas de los palacios sirios como el de Qusair Amra en el que se narra la historia del rey visigodo don Rodrigo y contiene escenas intimas del bano de las mujeres En el Egipto fatimi 909 1171 se constata la existencia de una rica iconografia con representaciones animales y humanas siendo palpable la influencia tecnica y estilistica de las culturas de la cuenca mediterranea sobre todo Bizancio En Espana hay pinturas genuinamente islamicas en la Alhambra de Granada aunque las que pueden verse en la Sala de los Reyes son realizadas por artistas cristianos siendo mas propias del arte occidental que del islamico India Editar Bodhisattva del loto azul hacia 550 vihara n º 1 de Ajaṇṭa Maharaṣtra Articulo principal Arte de la India El arte indio tiene un caracter principalmente religioso sirviendo como vehiculo de transmision de las distintas religiones que han jalonado la India hinduismo budismo islamismo cristianismo etc Tambien hay que destacar como rasgo distintivo del arte indio su afan de integracion con la naturaleza como adaptacion al orden universal teniendo en cuenta que la mayor parte de elementos naturales montanas rios arboles tienen para los indios un caracter sagrado La pintura ha tenido en la India menos representacion que la arquitectura o la escultura pero ha estado presente en diversos periodos historicos de epoca prehistorica destacan los abrigos rupestres de Bhimbetka Bhopal donde se ha encontrado un conjunto de mas de mil cuevas con pinturas rupestres 7000 a C De epoca gupta siglos IV VIII destaca el templo de Ajaṇṭa con un conjunto de treinta cuevas excavadas en la roca de las que dieciseis estan decoradas con magnificas pinturas murales sobre la vida de Buda y los cuentos populares budistas jataka aunque tambien hay escenas cotidianas y de la naturaleza 38 De epoca islamica siglos XIII XVIII destaco la pintura mogol desarrollada preferentemente en miniatura en libros lujosamente decorados generalmente de tematica historica biografica y cortesana destacando artistas como Basawan Abu l Hasan Sahifa Banu y Sewa 39 Tambien destaco la pintura rajputa generalmente en miniatura genero que adoptaron del arte islamico con dos principales escuelas la rajasthani desarrollada en regiones como Mewar Malwa Bundi Jaipur y Kishangarh y la pahari surgida en el siglo XVIII en el Panyab en pequenos reinos como Guler y Kangra 40 En epoca colonial siglos XVIII XX surgio un estilo denominado arte de la Compania por la Compania Britanica de las Indias Orientales caracterizado por la tecnica occidental aplicada a representaciones de diversos elementos de la cultura hindu paralelamente nacio un estilo conocido como kalighat pat desarrollado en Calcuta que mezclaba el arte popular indio con el realismo del arte occidental 41 China Editar Colores del otono en las montanas Qiao y Hua de Zhao Mengfu Articulo principal Pintura china El arte chino ha tenido una evolucion mas uniforme que el occidental con un trasfondo cultural y estetico comun a las sucesivas etapas artisticas marcadas por sus dinastias reinantes Como la mayoria del arte oriental tiene una importante carga religiosa principalmente taoismo confucianismo y budismo y de comunion con la naturaleza Dinastia Han 206 a C 220 d C epoca de paz y prosperidad se introdujo el budismo que tuvo una implantacion lenta pero progresiva Destaco por sus capillas funerarias con estatuas aladas de leones tigres y caballos La pintura se centro en temas de la corte imperial nobles y funcionarios con un sentido confucianista de la solemnidad y la virtud moral Periodo de las Seis dinastias 220 618 se difundio mas ampliamente el budismo y gracias a la ruta de la seda se recibieron diversas influencias procedentes del oeste asiatico En pintura se formularon los seis principios enunciados por Xie He a principios del siglo VI y comenzo la caligrafia artistica con la figura legendaria de Wang Xianzhi 42 Dinastia Tang 618 907 este fue uno de los periodos mas florecientes del arte chino En pintura aparecio el paisaje genero inicialmente de signo elitista destinado a reducidos circulos culturales Desafortunadamente los paisajes Tang no han llegado hasta nuestros dias y solo se conocen por copias como Templo budista en las colinas despues de la lluvia de Li Cheng siglo X Dinastia Song 960 1279 epoca de gran florecimiento de las artes se alcanzo un nivel de elevada cultura que seria recordado con gran admiracion en posteriores etapas Continuo el paisaje con dos estilos el septentrional de dibujo preciso y colores nitidos con figuras de monjes o filosofos flores e insectos y el meridional de pinceladas rapidas colores ligeros y diluidos con especial representacion de paisajes nublados Dinastia Yuan 1280 1368 dinastia de origen mongol su primer emperador fue Kublai nieto de Gengis Khan China se abrio mas hacia Occidente como queda patente en el famoso viaje de Marco Polo En pintura proliferaron los temas religiosos especialmente los taoistas y budistas destacando las pinturas murales del templo de Yonglegong Shanxi y artistas como Huang Gongwang Wang Meng y Ni Zan 43 Dinastia Ming 1368 1644 supuso la restauracion de una dinastia autoctona tras el periodo mongol retornando a las antiguas tradiciones chinas La pintura de esta epoca era tradicional de signo naturalista y cierta opulencia como en la obra de Lu Ji Shen Zhou Wen Zhengming etc Dinastia Qing 1644 1911 dinastia de origen manchu en el arte supuso la continuidad de las formas tradicionales La pintura era bastante eclectica dedicada a temas florales Yun Shouping religiosos Wu Li paisajes Gai Qi etc 44 Japon Editar El puente Ōhashi en Atake bajo una lluvia repentina 1857 de Utagawa Hiroshige Brooklyn Museum of Art Nueva York Articulo principal Pintura de Japon El arte japones ha estado marcado por su insularidad aunque a intervalos ha ido recibiendo la influencia de las civilizaciones continentales sobre todo de China y Corea Gran parte del arte producido en Japon ha sido de tipo religioso a la religion sintoista la mas tipicamente japonesa formada alrededor del siglo I se anadio el budismo en torno al siglo V forjando un sincretismo religioso que aun hoy perdura Periodo Kofun 200 600 en este periodo encontramos las primeras muestras de pintura como en el enterramiento real de Ōtsuka y las tumbas en forma de dolmen de Kyushu siglos V VI decoradas con escenas de caza guerra caballos pajaros y barcos o bien con espirales y circulos concentricos Periodo Asuka 552 646 la llegada del budismo produjo en Japon un gran impacto a nivel artistico y estetico con fuerte influencia del arte chino La pintura seguia los patrones chinos en tinta o pigmentos minerales sobre seda o papel en rollos de pergamino o colgando de la pared Denota un gran sentido del dibujo con obras de gran originalidad como el relicario de Tamamushi Hōryu ji Periodo Nara 646 794 en esta epoca tuvo su apogeo el arte budista continuando con gran intensidad la influencia china La pintura esta representada por la decoracion mural de Hōryu ji finales del siglo VII y por kakemonos y makimonos historias pintadas en un largo rollo de papel o seda con textos relatando las diversas escenas o sutras A mediados del periodo se puso de moda el estilo pictorico de la dinastia Tang como se vislumbra en los murales de la tumba Takamatsuzuka de alrededor del ano 700 Periodo Heian 794 1185 la iconografia budista tuvo un nuevo desarrollo con la importacion de dos nuevas sectas del continente Tendai y Shingon En pintura la aparicion de la escuela de yamato e pintura japonesa supuso la independencia de la pintura japonesa de la influencia china Se caracteriza por su armonia y su concepcion diafana y luminosa con colores vivos y brillantes lineas simples y decoracion geometrica Las obras principales se encuentran en los monasterios budistas Byōdō in Kongōbu ji y en los rollos manuscritos emaki como la Historia de Genji Pese a ello la influencia china pintura kara e continuo en edificios publicos y oficiales ya que estaba ligada al prestigio funcionarial Periodo Kamakura 1185 1333 en esta epoca se introdujo en Japon la secta zen que influyo poderosamente en el arte figurativo La pintura se caracterizo por un mayor realismo y por su introspeccion psicologica desarrollandose principalmente el retratismo y el paisajismo Continuo el estilo yamato e y la pintura narrativa en rollos algunos de hasta 9 metros de longitud La pintura relacionada con la secta zen era de influencia mas directamente china trazada en sencillas lineas de tinta china siguiendo la maxima zen de que demasiados colores ciegan la vision Periodo Muromachi 1333 1573 en este periodo florecio notablemente la pintura enmarcada dentro de la estetica zen Predomino la tecnica de la aguada sumi e perfecta transcripcion de la doctrina zen que pretendia reflejar en los paisajes lo que significan mas que lo que representan destacando Sesshu Tōyō autor de retratos y paisajes Cabe mencionar tambien la Escuela Kanō fundada por Kanō Masanobu que aplico la tecnica de la aguada a temas tradicionales 45 Periodo Momoyama 1573 1615 el arte de esta epoca se alejo de la estetica budista remarcando los valores tradicionales japoneses aunque durante este periodo se recibieron las primeras influencias de Occidente En pintura la escuela Kanō recibio la mayoria de encargos oficiales desarrollando la pintura mural de los principales castillos japoneses Kanō Eitoku Kanō Sanraku Continuo el estilo yamato e principalmente entre la clase burguesa representada por la escuela Tosa que continuo la tradicion epica japonesa de escenas historicas y paisajes destacando las figuras de Tosa Mitsuyoshi y Tosa Mitsunori Periodo Edo 1615 1868 este periodo artistico se corresponde con el historico de Tokugawa en el que Japon se cerro a todo contacto exterior Se desarrollo notablemente la pintura que adquirio gran vitalidad destacando Maruyama Ōkyo Tawaraya Sōtatsu y Ōgata Kōrin asi como el genero ukiyo e estampas del mundo flotante desarrollada alrededor de la tecnica del grabado principalmente xilografia que destaco por la representacion de tipos y escenas populares Hishikawa Moronobu Kitagawa Utamaro Katsushika Hokusai Utagawa Hiroshige 46 America Editar Codice Nuttall British Museum Londres circa siglo XIV Articulos principales Arte precolombinoy Arte colonial hispanoamericano La pintura precolombina no se desarrollo tanto como la arquitectura y la escultura pero existen numerosos vestigios arqueologicos de pintura mural especialmente en Mexico en Teotihuacan las paredes de los edificios solian cubrirse con una capa de estuco pintada con escenas narrativas o disenos decorativos en Bonampak y Chichen Itza los mayas decoraban sus templos con frescos de estilo realista que narraban acontecimientos historicos en Cacaxtla Tlaxcala se han descubierto recientemente pinturas murales con representaciones de dioses sacerdotes y guerreros Tambien se han encontrado pinturas murales en Mesoamerica generalmente con disenos geometricos como en Tierradentro Colombia o de tema mitologico como en Panamarca Peru Tambien hay que remarcar la extraordinaria habilidad mostrada por numerosos pueblos mayas mixtecas y aztecas en la escritura pictografica especialmente en codices ilustrados que solian contar con figuras y simbolos de esmerado dibujo e intensidad cromatica narrando hechos historicos o mitologicos como el Codice Nuttall de los mixtecas British Museum Londres Otras muestras de pintura precolombina se hallan en la decoracion ceramica especialmente las vasijas mayas las moches y de la cultura peruana de Nazca 47 Desde el descubrimiento de America por Cristobal Colon en 1492 hasta la independencia de los diversos paises americanos a lo largo del siglo XIX los ultimos Cuba y Puerto Rico en 1898 se dio el denominado arte colonial que fue un fiel reflejo del arte efectuado en Europa Las primeras muestras de pintura colonial fueron las de escenas religiosas elaboradas por maestros anonimos como las imagenes de la Virgen con el Nino La produccion artistica hecha en Nueva Espana por indigenas en el siglo XVI es denominada arte indocristiano La pintura barroca recibio la influencia del tenebrismo sevillano principalmente de Zurbaran como se puede apreciar en la obra de los mexicanos Jose Juarez y Sebastian Lopez de Arteaga y del boliviano Melchor Perez de Holguin A finales del siglo XVI destaco la Escuela cuzquena de pintura representada principalmente por Luis de Riano y Marcos Zapata En el siglo XVIII la principal influencia seria la de Murillo y en algun caso como en Cristobal de Villalpando la de Valdes Leal Destacan Gregorio Vazquez de Arce en Colombia y Juan Rodriguez Juarez y Miguel Cabrera en Mexico 48 Africa Editar Pinturas antiguas de los bosquimanos cerca de Murewa Zimbabue Articulo principal Arte africano El arte africano ha tenido siempre un marcado caracter magico religioso destinado mas a ritos y ceremonias de las diversas creencias animistas y politeistas africanas que no a fines esteticos aunque tambien hay producciones de signo ornamental Sin embargo la pintura ha tenido escasa representacion frente a otros tipo de artes especialmente la escultura cumpliendo por lo general un caracter accesorio en decoracion de mascaras y estatuas frecuentemente con motivos geometricos o abstractos En las montanas Drakensberg Sudafrica los San o bosquimanos realizaron miles de pinturas rupestres entre los siglos XVIII y XIX relacionadas con rituales chamanicos 49 Pero practicamente hasta el siglo XX no se ha empezado a producir pintura de forma autonoma especialmente tras la independencia de los paises africanos surgiendo entonces diversas escuelas como la Poto Poto en Brazzaville el movimiento Set Setal en Senegal Rorke s Drift en Sudafrica Oshogbo en Nigeria Cyrene en Bulawayo y otras ciudades como Lubumbashi Dakar Maputo Harare etc 50 Vease tambien EditarArte Pintura Historia del arte Estudio de la Historia del Arte Historia de la estetica Historia de la arquitectura Historia de la escultura Historia de la literatura Historia de la musica Historia del teatro Historia de la opera Historia de la danza Historia de la fotografia Historia del cine Historia de la historieta Historia de las artes decorativas Historia del grabado Historia de la jardineria Historia del desnudo artistico Luz en la pinturaReferencias Editar Tatarkiewicz 2000 vol I p 318 Tatarkiewicz 2002 p 45 Tatarkiewicz 2002 p 46 48 Souriau 1998 p 540 541 Souriau 1998 p 612 Fuga 2004 p 92 132 Honour Fleming 2002 p 36 44 Onians 2008 p 20 25 Azcarate 1983 p 29 34 Azcarate 1983 p 64 74 Azcarate 1983 p 76 88 Azcarate 1983 p 96 102 Azcarate 1983 p 111 135 Azcarate 1983 p 144 155 Azcarate 1983 p 226 233 Azcarate 1983 p 304 335 Perez Sanchez 1983 p 374 406 Onians 2008 p 154 155 Perez Sanchez 1983 p 502 535 Perez Sanchez 1983 p 620 638 Valeriano Bozal y otros Historia de las ideas esteticas y de las teorias artisticas contemporaneas vol I Visor Madrid 2000 ISBN 84 7774 580 3 p 150 154 Honour Fleming 2002 p 640 645 Ramirez Dominguez 1983 p 711 726 Ramirez Dominguez 1983 p 730 740 Ramirez Dominguez 1983 p 759 772 Honour Fleming 2002 p 729 733 Valeriano Bozal Los origenes del arte del siglo XX Historia 16 Madrid 1993 p 6 13 Ramirez Dominguez 1983 p 773 786 Ramirez Dominguez 1983 p 807 837 Gonzalez 1991 p 3 5 Cirlot 1990 p 5 10 Cirlot 1990 p 22 25 Cirlot 1990 p 10 17 Cirlot 1990 p 19 22 Cirlot 1990 p 26 29 Cirlot 1990 p 30 32 Cirlot 1990 p 33 41 Garcia Ormaechea 1998 p 13 14 Honour Fleming 2002 p 548 550 Garcia Ormaechea 1998 p 136 137 Onians 2008 p 248 249 Honour Fleming 2002 p 267 276 Honour Fleming 2002 p 557 560 Honour Fleming 2002 p 699 704 Onians 2008 p 140 141 Onians 2008 p 204 205 Pintura precolombina Consultado el 15 de octubre de 2011 Onians 2008 p 150 153 Honour Fleming 2002 p 764 777 Pintura Consultado el 15 de octubre de 2011 Bibliografia Editar AA VV 1991 Enciclopedia del Arte Garzanti Ediciones B Barcelona ISBN 84 406 2261 9 Abad Carles Ana 2004 Historia del ballet y de la danza moderna Alianza Editorial Madrid ISBN 84 206 5666 6 Azcarate Ristori Jose Maria de Perez Sanchez Alfonso Emilio Ramirez Dominguez Juan Antonio 1983 Historia del Arte Anaya Madrid ISBN 84 207 1408 9 Beltrando Patier Marie Claire 1996 Historia de la musica Espasa Madrid ISBN 84 239 9610 7 Chilvers Ian 2007 Diccionario de arte Alianza Editorial Madrid ISBN 978 84 206 6170 4 Cirlot Lourdes 1990 Las ultimas tendencias pictoricas Ed Vicens Vives Barcelona ISBN 84 316 2726 3 Dempsey Amy 2002 Estilos escuelas y movimientos Blume Barcelona ISBN 84 89396 86 8 Fuga Antonella 2004 Tecnicas y materiales del arte Electa Barcelona ISBN 84 8156 377 3 Gonzalez Antonio Manuel 1991 Las claves del arte Ultimas tendencias Planeta Barcelona ISBN 84 320 9702 0 Honour Hugh y Fleming John 2002 Historia mundial del arte Ed Akal Madrid ISBN 84 460 2092 0 Lazaro Carreter Fernando y Tuson Vicente 1982 Literatura espanola Anaya Madrid ISBN 84 207 1758 4 Llado Mariantonia y Garcia Montserrat 1999 Breu historia de la literatura universal La Magrana Barcelona ISBN 84 8264 198 0 Oliva Cesar y Torres Monreal Francisco 2002 Historia basica del arte escenico Catedra Madrid ISBN 84 376 0916 X Onians John 2008 Atlas del arte Ed Blume Barcelona ISBN 978 84 9801 293 4 Porter Miquel y Gonzalez Palmira 1988 Las claves de la historia del cine Ariel Barcelona ISBN 84 344 0453 2 Riquer Martin de y Valverde Jose Maria 2007 Historia de la literatura universal I Gredos Madrid ISBN 978 84 249 2875 9 Riquer Martin de y Valverde Jose Maria 2007 Historia de la literatura universal II Gredos Madrid ISBN 978 84 249 2876 6 Robertson Alec y Stevens Denis 2000 Historia general de la musica I De las formas antiguas a la polifonia Istmo Madrid ISBN 84 7090 034 X Sougez Marie Loup 2007 Historia general de la fotografia Catedra Madrid ISBN 978 84 376 2344 3 Souriau Etienne 1998 Diccionario Akal de Estetica Akal Madrid ISBN 84 460 0832 7 Tatarkiewicz Wladyslaw 2000 Historia de la estetica I La estetica antigua Madrid Akal ISBN 84 7600 240 8 Tatarkiewicz Wladyslaw 2002 Historia de seis ideas Madrid Tecnos ISBN 84 309 3911 3 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Historia del arte Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Historia de la pintura Heilbrunn Timeline of Art History Atlas geografico y cronologico de la Historia del Arte en la pagina del Metropolitan Museum of Art de Nueva York en ingles Artehistoria Breve Historia de la pintura Ars Summum galeria libre de imagenes sobre toda la Historia del Arte Estudio de las etapas artisticas Una obra de arte al dia con su analisis Datos Q1772393 Multimedia History of paintingObtenido de https es wikipedia org w index php title Historia de la pintura amp oldid 137434859, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos