fbpx
Wikipedia

Luz en la pintura

La luz en la pintura cumple varios objetivos, tanto plásticos como estéticos: por un lado, es un factor fundamental en la representación técnica de la obra, por cuanto su presencia determina la visión de la imagen proyectada, ya que afecta a determinados valores como el color, la textura y el volumen; por otro lado, la luz tiene un gran valor estético, ya que su combinación con la sombra y con determinados efectos lumínicos y de color puede determinar la composición de la obra y la imagen que quiere proyectar el artista. Asimismo, la luz puede tener un componente simbólico, especialmente en religión, donde a menudo se ha asociado este elemento con la divinidad.

La incidencia de la luz en el ojo humano produce las impresiones visuales, por lo que su presencia es indispensable para la captación del arte. Al tiempo, la luz se encuentra de forma intrínseca en la pintura, por cuanto es indispensable para la composición de la imagen: los juegos de luces y sombras son la base del dibujo y, en su interacción con el color, suponen el aspecto primordial de la pintura, con una influencia directa en factores como el modelado y el relieve.[1]

La representación técnica de la luz ha evolucionado a lo largo de la historia de la pintura y para su plasmación se han creado a lo largo del tiempo diversas técnicas, como el sombreado, el claroscuro, el esfumado o el tenebrismo. Por otro lado, la luz ha sido un factor especialmente determinante en diversos períodos y estilos, como el Renacimiento, el Barroco, el impresionismo o el fauvismo.[2]​ El mayor énfasis otorgado a la plasmación de la luz en la pintura se denomina «luminismo», término aplicado generalmente a diversos estilos como el tenebrismo barroco y el impresionismo, así como a diversos movimientos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX como el luminismo americano, el belga y el valenciano.[3]

La luz es la pieza fundamental del arte observacional, al mismo tiempo que la clave para controlar la composición y la narración. Es uno de los aspectos más importantes del arte visual.[4]
Richard Yot

Óptica

La luz (del latín lux, lucis) es una radiación electromagnética con una longitud de onda situada entre 380 nm y 750 nm, la parte del espectro visible que es percibida por el ojo humano, situada entre la radiación infrarroja y la ultravioleta. Está formada por partículas elementales desprovistas de masa denominadas fotones, que se mueven a una velocidad de 299 792 458 m/s en el vacío, mientras que en la materia depende de su índice de refracción ( ). La rama de la física que estudia el comportamiento y características de la luz es la óptica.[5]

 

La luz es el agente físico que hace visibles los objetos al ojo humano. Su origen puede estar en cuerpos celestes como el sol, la luna o las estrellas, fenómenos naturales como el relámpago, o bien en materiales en combustión, ignición o incandescencia. El ser humano ha ideado a lo largo de su historia diversos procedimientos para procurarse luz en espacios desprovistos de ella, como antorchas, velas, candiles, lámparas o, más recientemente, la iluminación eléctrica.[5]​ Cabe resaltar que la luz es tanto el agente que permite la visión como un fenómeno visible de por sí, ya que la luz es también un objeto perceptible por el ojo humano.[6]​ La luz permite la percepción del color, que llega a la retina a través de rayos de luz, que son transmitidos por esta al nervio óptico, el cual a su vez lo repercute en el cerebro mediante impulsos nerviosos.[7]​ La percepción de la luz es un proceso psicológico y cada persona percibe de distinta manera un mismo objeto físico y una misma luminosidad.[8]

Los objetos físicos tienen distinto nivel de luminancia (o reflectancia), es decir, absorben o reflejan en mayor o menor medida la luz que incide en ellos, lo cual repercute en el color, desde el blanco (máxima reflexión) hasta el negro (máxima absorción).[8]​ Tanto negro como blanco no se consideran colores del círculo cromático convencional, sino gradaciones de luminosidad y oscuridad, cuyas transiciones conforman las sombras.[9]​ Cuando la luz blanca impacta contra una superficie de un determinado color, se reflejan los fotones de ese color; si posteriormente esos fotones impactan contra otra superficie la iluminarán del mismo color, efecto conocido como radiancia —generalmente perceptible tan solo con una luz intensa—. Si a su vez ese objeto es del mismo color reforzará su nivel de luminosidad coloreada, es decir, su saturación.[10]

 
Colores primarios, secundarios y terciarios en la rueda de colores tradicionales (RYB)

La luz blanca del sol está formada por un espectro de colores continuo que al dividirse forma los colores del arco iris: violeta, azul índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.[11]​ En su interacción con la atmósfera terrestre, la luz solar tiene tendencia a una dispersión de las longitudes de onda más cortas, es decir, los fotones azules, efecto por el cual el cielo se percibe de este color. En cambio, en el ocaso, cuando la atmósfera es más densa, la luz sufre menos dispersión, por lo que se perciben las longitudes de onda más largas, de color rojo.[12]

El color es una determinada longitud de onda de la luz blanca. Los colores del espectro cromático tienen distinto matiz o tono, que se suele representar en el círculo cromático, en donde se sitúan los colores primarios y sus derivados. Hay tres colores primarios: amarillo limón, rojo magenta y azul cyan. Si se mezclan se obtienen los tres secundarios: rojo anaranjado, violeta azulado y verde. Si se mezcla un primario y un secundario se obtienen los terciarios: azul verdoso, amarillo anaranjado, etc. Por otro lado, se llaman colores complementarios a dos colores que se hallan en lados opuestos del círculo cromático (verde y magenta, amarillo y violeta, azul y naranja) y colores adyacentes a los que se encuentran cerca dentro del círculo (amarillo y verde, rojo y naranja). Si se mezcla un color con otro adyacente se consigue matizarlo y si se mezcla con un complementario se neutraliza (se oscurece). En la definición del color intervienen tres factores: tono, es la posición dentro del círculo cromático; saturación, es la pureza del color, que interviene en su brillo —la máxima saturación es la de un color que no tiene mezcla con negro o su complementario—; y valor, el nivel de luminosidad de un color, creciente cuando se mezcla con el blanco y decreciente cuando se mezcla con el negro o un complementario.[13]

La principal fuente de luz es el sol y su percepción puede variar según la hora del día: la más normal es la luz de media mañana o media tarde, generalmente de color azul, clara y diáfana, aunque depende de la dispersión atmosférica y de la nubosidad y otros factores climáticos; la luz de mediodía es más blanca e intensa, con un contraste elevado y sombras más oscuras; la luz de atardecer es más amarillenta, suave y cálida; la del ocaso es naranja o roja, de bajo contraste, con sombras intensas de color azulado; la del anochecer es de un rojo más oscuro, es una luz tenue, con sombras y contraste más débiles (el momento conocido como alpenglow, que se da en el cielo oriental en días claros, da unos tonos rosados); la luz de cielos nublados depende de la hora del día y el grado de nubosidad, es una luz tenue y difusa de sombras suaves, contraste bajo y saturación elevada (en entornos naturales puede darse una mezcla de luz y sombra conocida como «luz moteada»); por último, la luz nocturna puede ser lunar o de alguna refracción atmosférica de la luz solar, es difusa y tenue (en la época contemporánea existe también la contaminación lumínica de las ciudades).[14]​ Hay que señalar también la luz natural que se filtra en interiores, una luz difusa de menor intensidad, con un contraste variable según si tiene un único origen o varios (por ejemplo, varias ventanas), así como un colorido también variable, según la hora del día, la climatología o la superficie en que se refleje. Una destacada luz de interior es la llamada «luz norte», que es la que entra por una ventana orientada al norte, que no proviene directamente del sol —situado siempre al sur— y es por tanto una luz suave y difusa, constante y homogénea, muy apreciada por los artistas en tiempos en que no había una adecuada iluminación artificial.[15]

En cuanto a luz artificial, las principales son: del fuego y las velas, de color rojo o naranja; eléctrica, de color amarillo o naranja —generalmente de tungsteno o wolframio—, puede ser directa (focal) o difuminada mediante pantallas de lámpara; fluorescente, de tono verdoso; y fotográfica, de color blanco (luz de flash). Lógicamente, en numerosos ambientes puede darse una luz mixta, en combinación entre luz natural y artificial.[16]

La realidad visible está conformada por un juego de luces y sombras: la sombra se forma cuando un cuerpo opaco obstruye la trayectoria de la luz. Por lo general, existe un ratio entre luces y sombras cuya gradación depende de diversos factores, desde la iluminación hasta la presencia y colocación de los diversos objetos que puedan generar sombra; sin embargo, existen condiciones en que uno de los dos factores pueda llegar al extremo, como es el caso de la nieve o la niebla o, en sentido contrario, de la noche. Se habla de iluminación en clave alta cuando predomina el blanco o los tonos claros, o de clave baja si destaca el negro o tonos oscuros.[17]

 

Las sombras pueden ser de forma (también llamada «sombra propia») o de proyección («sombra esbatimentada»): las primeras son las áreas sombreadas de un objeto físico, es decir, la parte de ese objeto en la que no incide la luz; las segundas son las que proyectan estos objetos sobre alguna superficie, generalmente el suelo.[18]​ Las sombras propias definen el volumen y textura de un objeto; las esbatimentadas ayudan a definir el espacio.[19]​ La parte más clara de la sombra es la «umbra» y la más oscura la «penumbra». La forma y aspecto de la sombra depende del tamaño y distancia de la fuente de luz: las más marcadas son de fuentes pequeñas o distantes, mientras que una fuente grande o cercana dará sombras más difusas. En el primer caso, la sombra tendrá unos bordes definidos y la zona más oscura (penumbra) ocupará la mayor parte; en el segundo, el borde será más difuso y predominará la umbra. Una sombra puede recibir iluminación de una fuente secundaria, lo que se conoce como «luz de relleno». El color de una sombra se sitúa entre el azul y el negro, y depende igualmente de diversos factores, como el contraste lumínico, la transparencia y la translucidez.[20]​ La proyección de las sombras es distinta si provienen de una luz natural o artificial: con luz natural los haces son paralelos y la sombra se adapta tanto a la orografía del terreno como a los diversos obstáculos que puedan interponerse; con luz artificial los haces son divergentes, con límites menos definidos, y si hay varios focos de luz pueden producirse sombras combinadas.[21]

La reflexión de la luz produce cuatro fenómenos derivados: brillos, que son reflejos de la fuente de luz, sea el sol, luces artificiales o fuentes incidentales como puertas y ventanas; resplandores, que son reflejos producidos por cuerpos iluminados a modo de pantalla reflectora, especialmente superficies blancas; reflejos de color, producidos por la proximidad entre varios objetos, especialmente si son luminosos; y reflejos de imagen, producidos por superficies pulidas, como los espejos o el agua. Otro fenómeno producido por la luz es la transparencia, que se produce en cuerpos que no son opacos, con un mayor o menor grado según la opacidad del objeto, desde la transparencia total hasta diversos grados de translucidez. La transparencia genera luz filtrada, un tipo de luminosidad que también se puede producir a través de cortinas, persianas, toldos, diversos tejidos, pérgolas y emparrados o por el follaje de los árboles.[22]

Representación pictórica de la luz

La atracción que ejerce la luz en el artista va más allá de su función práctica como elemento que define volúmenes y espacios. La luz es también un elemento que comporta en sí mismo una magia y un atractivo muy especiales.[23]
Josep Asunción
 
Paleta de pintor, pinceles y tubos de pintura al óleo

En terminología artística se denomina «luz» al punto o centro de difusión lumínica de la composición de un cuadro, o bien a la parte luminosa de una pintura en relación a las sombras. También se emplea ese término para describir la forma en que está iluminado un cuadro: luz cenital o a plomo (rayos verticales), luz alta (rayos oblicuos), luz recta (rayos horizontales), de taller o estudio (luz artificial), etc.[24]​ También se emplea el término «luz accidental» a la no producida por el sol, que puede ser tanto la de la luna como la luz artificial de velas, antorchas, etc.[25]​ La luz puede proceder de diversas direcciones, que según su incidencia se puede diferenciar entre: «lateral», cuando procede de un costado, es una luz que resalta más la textura de los objetos; «frontal», cuando incide de frente, elimina las sombras y la sensación de volumen; «cenital», una luz vertical de origen superior al objeto, produce una cierta deformación de la figura; «contrapicado», luz vertical de origen inferior, deforma la figura de forma exagerada; y «contraluz», cuando el origen está detrás del objeto, con lo que se oscurece y se diluye su silueta.[19]

En relación a la distribución de la luz en el cuadro, esta puede ser: «homogénea», cuando se distribuye por igual; «dual», en la que las figuras resaltan sobre un fondo oscuro; o «insertiva», cuando se interrelacionan las luces y las sombras.[26]​ Según su origen, la luz puede ser intrínseca («luz propia o autónoma»), cuando la luz es homogénea, sin efectos lumínicos, luces direccionales ni contrastes de luces y sombras; o extrínseca («luz iluminante»), cuando presenta contrastes, luces direccionales y otros focos objetivos de luz. La primera se dio sobre todo en el arte románico y gótico, y la segunda especialmente en el Renacimiento y Barroco.[27]​ A su vez, la luz iluminante puede incidir de diversas maneras: «luz focal», cuando presenta de forma directa un objeto emisor de luz («luz tangible») o esta proviene de una fuente externa que ilumina el cuadro («luz intangible»); «luz difusa», la que difumina los contornos, como en el sfumato leonardesco; «luz real», la que pretende captar de forma realista la luz del sol, intento casi utópico en el que se emplearon especialmente artistas como Claudio de Lorena, J. M. W. Turner o los impresionistas; y «luz irreal», la que no tiene ninguna base natural o científica y se acerca más a una luz simbólica, como en la iluminación de personajes religiosos.[28]​ En cuanto a la intención del artista, la luz puede ser «compositiva», cuando ayuda a la composición del cuadro, como en todos los casos anteriores; o «luz conceptual», cuando sirve para potenciar el mensaje, por ejemplo iluminando cierta parte del cuadro y dejando el resto en penumbra, como solía hacer Caravaggio.[29]

 

En cuanto a su procedencia, la luz puede ser «luz natural ambiente», en la que no aparecen sombras de figuras u objetos, o «luz proyectada», que genera sombras y sirve para modelar las figuras.[30]​ Cabe diferenciar también entre fuente y foco de luz: la fuente de luz en un cuadro es el elemento que irradia la luz, sea el sol, una vela o cualquier otro; el foco de luz es la parte del cuadro que tiene mayor luminosidad y que la irradia alrededor del cuadro.[19]​ Por otro lado, en relación con la sombra, la interrelación entre luces y sombras recibe el nombre de «claroscuro»; si la zona oscura es mayor que la iluminada se habla de «tenebrismo».[29]

La luz en pintura juega un papel determinante para la composición y estructuración del cuadro. Al contrario que en arquitectura y escultura, donde la luz es real, la propia del espacio circundante, en pintura la luz es representada, por lo que responde a la voluntad del artista tanto en su aspecto físico como estético. El pintor determina la iluminación del cuadro, es decir, la procedencia e incidencia de la luz, que marca la composición y expresión de la imagen.[31]​ A su vez, la sombra proporciona solidez y volumen, a la vez que puede generar efectos dramáticos de diverso signo.[18]

 
En las montañas de Sierra Nevada en California (1868), de Albert Bierstadt, Museo Smithsoniano de Arte Americano, Washington D. C.

En la representación pictórica de la luz es esencial distinguir su naturaleza (natural, artificial) y establecer su origen, intensidad y calidad cromática. La luz natural depende de diversos factores, como la estación del año, la hora del día (luz auroral, diurna, crepuscular o nocturna [de la luna o las estrellas]) o la climatología. Por su parte, la luz artificial es diferente según su procedencia: una vela, una antorcha, un fluorescente, una lámpara, luces de neón, etc. En cuanto al origen, puede estar focalizado o actuar de forma difusa, sin origen determinado. De la luz depende el cromatismo de la imagen, ya que según su incidencia un objeto puede tener diversas tonalidades, así como los reflejos, ambientes y sombras proyectadas.[32]​ En una imagen iluminada el color se considera saturado en su correcto nivel de iluminación, mientras que el color en sombra siempre tendrá un valor tonal más oscuro y será el que determine el relieve y el volumen.[33]

 
Tras el diluvio (1886-1891), de George Frederick Watts, Watts Gallery, Compton

La luz va ligada al espacio, por lo que en pintura está íntimamente ligada con la perspectiva, la forma de representar un espacio tridimensional en un soporte bidimensional como es la pintura. Así, en la perspectiva lineal la luz cumple la función de resaltar los objetos, de generar el volumen, a través del modelado, en forma de gradaciones luminosas; mientras que en la perspectiva aérea se buscan los efectos de luz tal cual son percibidos por el espectador en el medio ambiente, como un elemento más presente en la realidad física representada. Cabe tener en cuenta que el foco de luz puede estar presente en el cuadro o no, puede tener una procedencia directa o indirecta, interna o externa al cuadro.[34]​ La luz define el espacio mediante el modelado de volúmenes, que se consigue con el contraste entre luces y sombras: la relación entre los valores de luces y sombras propias define las características volumétricas de la forma, con una escala de valores que puede ir desde un fundido suave hasta un contraste duro.[35]​ Los límites espaciales pueden ser objetivos, cuando están producidos por personas, objetos, arquitecturas, elementos naturales y otros factores de corporalidad; o subjetivos, cuando proceden de sensaciones como la atmósfera, la profundidad, un hueco, un abismo, etc. En la percepción humana la luz crea cercanía y la oscuridad lejanía, por lo que un degradado luz-oscuridad da sensación de profundidad.[36]

De la luz dependen aspectos como el contraste, el relieve, la textura, el volumen, los degradados o la calidad táctil de la imagen. El juego de luces y sombras ayuda a definir la situación y orientación de los objetos en el espacio. Para su correcta representación se deben tener en cuenta su forma, densidad y extensión, así como sus diferencias de intensidad. También cabe tener en cuenta que, aparte de sus cualidades físicas, la luz puede generar efectos dramáticos y otorgar al cuadro un cierto ambiente emocional.[37]

El contraste es un factor fundamental en la pintura, es el lenguaje con el que se conforma la imagen. Existen dos tipos de contraste: el «lumínico», que puede ser por claroscuro (luz y sombra) o por superficie (un punto de luz que brilla más que el resto); y el «cromático», que puede ser tonal (contraste entre dos tonos) o por saturación (un color vivo con otro neutro). Ambos tipos de contraste no son excluyentes, de hecho coinciden en una misma imagen la mayoría de las veces. El contraste puede tener diversos niveles de intensidad y su regulación es la principal herramienta del artista para lograr la expresión apropiada para su obra.[38]​ Del contraste entre luz y sombra depende la expresión tonal que el artista quiera otorgar a su obra, que puede ir desde la suavidad hasta la dureza, lo que otorga un menor o mayor grado de dramatización. El contraluz, por ejemplo, es uno de los recursos que aportan mayor dramatismo, ya que produce unas sombras alargadas y tonos más oscuros.[32]

 
Ruinas de la capilla de Holyrood a la luz de la luna (1824), de Louis Daguerre, Walker Art Gallery, Liverpool

La correspondencia entre luz y sombra y el color se consigue mediante la valoración tonal: los tonos más claros se encuentran en las zonas más iluminadas del cuadro y los más oscuros en las que reciben menos iluminación. Una vez el artista establece los valores tonales escoge las gamas de color más apropiadas para su representación. Los colores se pueden aclarar u oscurecer hasta conseguir el efecto deseado: para aclarar se añade a un color otros colores afines —como son los grupos de colores calientes o colores fríos— más claros, así como cantidades de blanco hasta encontrar el tono adecuado; para oscurecer, se añaden colores oscuros afines y algo de azul o de sombra. En general, la sombra se confecciona mezclando un color con un tono más oscuro, además de azul y un complementario del color propio (como amarillo y azul oscuro, rojo y azul primario o magenta y verde).[39]

Del color depende la armonía lumínica y cromática de un cuadro, es decir, la relación entre las partes de un cuadro para crear cohesión. Hay varias formas de armonizar: se puede hacer mediante «gamas melódicas monocromas y de tono dominante», con un solo color como base al que se va cambiando el valor y el tono; si se cambia el valor con blanco o negro es una monocromía, mientras que si se cambia el tono es una gama melódica simple: por ejemplo, tomando el rojo como tono dominante se puede matizar con diversos tonos de rojo (bermellón, cadmio, carmín) o con naranja, rosa, violeta, granate, salmón, gris cálido, etc. Otro método son los «tríos armónicos», que consiste en combinar tres colores equidistantes entre sí en el círculo cromático; también pueden ser cuatro, en cuyo caso hablamos de «cuaternas». Otra forma es la combinación de «gamas térmicas cálidas y frías»: colores cálidos son por ejemplo el rojo, naranja, morado y verde amarillento, además del negro; fríos son azul, verde y violeta, así como el blanco (esta precepción del color respecto a su temperatura es subjetiva y procede de la Teoría de los colores de Goethe). También se puede armonizar entre «colores complementarios», que es la que produce mayor contraste cromático. Por último, las «gamas quebradas» consisten en la neutralización mediante la mezcla de colores primarios y sus complementarios, lo que produce intensos efectos lumínicos, ya que la vibración cromática es más sutil y los colores saturados resaltan más.[40]

Técnicas

 
Pintura al óleo: El emparrado (1914), de Santiago Rusiñol, colección privada

La calidad y aspecto de la representación lumínica va unida en muchos casos a la técnica empleada. De las diversas técnicas y materiales depende en buena medida la expresión y los diversos efectos lumínicos de una obra. En el dibujo, sea a lápiz o al carboncillo, los efectos de luz se consiguen a través de la dualidad blanco-negro, donde el blanco es por lo general el color del papel (existen lápices de colores, pero producen poco contraste, por lo que no son muy adecuados para el claroscuro y los efectos de luz). Con el lápiz se suele trabajar con línea y tramado, o bien mediante manchas difuminadas. El carboncillo admite la utilización de aguadas y de tiza o creta blanca para añadir toques de luz, así como sanguina o sepia.[41]​ Otra técnica monocroma es la tinta china, que genera claroscuros muy violentos, sin valores intermedios, por lo que es un medio muy expresivo.[42]

 
Acuarela: Cataratas del Rin en Schaffhausen (1841), de Joseph Mallord William Turner, Princeton University Art Museum

La pintura al óleo consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo oleoso (aceite de linaza, nuez, almendra o avellana; aceites animales), añadiendo aguarrás para que seque mejor.[43]​ La pintura al óleo es la que mejor permite valorar los efectos lumínicos y los tonos cromáticos.[44]​ Es una técnica que produce colores vivos e intensos efectos de brillos y resplandores, y permite un trazo libre y fresco, así como una gran riqueza de texturas. Por otro lado, gracias a la larga pervivencia en estado fluido permite correcciones posteriores. Para su aplicación se pueden emplear pinceles, espátulas o rasquetas, lo que permite múltiples texturas, desde capas finas y veladuras hasta gruesos empastes, que producen una luz más densa.[45]

La pintura al pastel se elabora con un lápiz de pigmento de diversos colores minerales, con aglutinantes (caolín, yeso, goma arábiga, látex de higo, cola de pescado, azúcar candi, etc.), amasado con cera y jabón de Marsella y cortado en forma de barritas. El color se debe extender con un difumino, un cilindro de piel o papel que se usa para difuminar los trazos de color.[43]​ El pastel reúne las cualidades del dibujo y la pintura, y aporta frescor y espontaneidad.[46]

La acuarela es una técnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua, con aglutinantes como la goma arábiga o la miel, usando como blanco el del propio papel. Conocida desde el antiguo Egipto, ha sido una técnica usada en todas las épocas, aunque con más intensidad durante los siglos xviii y xix.[43]​ Al ser una técnica húmeda aporta una gran transparencia, lo que destaca más el efecto luminoso del color blanco. Por lo general se realizan primero los tonos claros, dejando espacios en el papel para el blanco puro; luego se aplican los tonos oscuros.[47]

En la pintura acrílica al colorante se le añade un aglutinante plástico, que produce un secado rápido y es más resistente a los agentes corrosivos. La rapidez de secado permite la adición de múltiples capas para corregir defectos y produce colores planos y veladuras. El acrílico se puede trabajar por degradado difuminado o contrastado, mediante manchas planas o empastando el color, como en la técnica del óleo.[48]

Géneros

En función del género pictórico, la luz tiene diversas consideraciones, ya que su incidencia es distinta en interiores que en exteriores, sobre objetos que sobre personas. En interiores, la luz generalmente tiende a crear ambientes íntimos, por lo general un tipo de luz indirecta que se filtra por puertas o ventanas, o tamizada por cortinas u otros elementos. En estos espacios se suelen desarrollar escenas de ámbito privado, que se ven reforzadas por los contrastes de luces y sombras, intensas o suaves, naturales o artificiales, con zonas en penumbras y atmósferas influidas por el polvo en gravitación y otros efectos originados por estos espacios. Un género aparte de la pintura en interiores es el bodegón o «naturaleza muerta», en la que se suelen mostrar una serie de objetos o alimentos dispuestos como en un aparador. En estas obras el artista puede manipular la luz a voluntad, generalmente con efectos dramáticos como luces laterales, frontales, cenitales, contraluces, contrapicados, etc. La principal dificultad consiste en la correcta valoración de los tonos y texturas de los objetos, así como sus brillos y transparencias dependiendo del material.[49]

En exteriores el principal género es el paisaje, quizá el más relevante en relación a la luz en cuanto a que su presencia es fundamental, ya que cualquier exterior se halla envuelto en una atmósfera lumínica determinada por la hora del día y las condiciones climatológicas y ambientales. Existen tres principales modalidades de paisajes, conocidas por los términos ingleses landscape (paisaje de tierra), seascape (marina) y skyscape (paisaje de cielo). El principal reto del artista en estas obras es captar el tono preciso de la luz natural según la hora del día, la estación del año, las condiciones de visión —que pueden estar afectadas por fenómenos como la nubosidad, la lluvia o la niebla— y una infinidad de variables que se pueden presentar en un medio tan volátil como el paisaje. En numerosas ocasiones los artistas han salido a pintar a la naturaleza para captar sus impresiones de primera mano, un método de trabajo que se conoce con el término francés en plen air («a pleno aire», equivalente de «al aire libre»). También existe la variante del paisaje urbano, frecuente sobre todo desde el siglo XX, en la que un factor a tener en cuenta es la iluminación artificial de las ciudades y la presencia de luces de neón y otro tipo de efectos; en general, en estas imágenes los planos y contrastes son más diferenciados, con sombras duras y colores artificiales y agrisados.[50]

La luz es también fundamental para la representación de la figura humana en pintura, ya que afecta al volumen y genera diversos límites según los juegos de luz y sombra, lo que delimita el perfil anatómico. La luz permite matizar la superficie del cuerpo, y proporciona una sensación de tersura y suavidad a la piel. Es importante la focalización de la luz, ya que su dirección interviene en el contorno general de la figura y en la iluminación de su entorno: por ejemplo, la luz frontal hace desaparecer las sombras, atenuando el volumen y la sensación de profundidad, a la vez que remarca el color de la piel. En cambio, una iluminación parcialmente lateral provoca sombras y proporciona relieve a los volúmenes, y si es desde un costado la sombra cubre el lado opuesto de la figura, que aparece con un volumen realzado. Por otro lado, a contraluz el cuerpo se muestra con un halo característico en su contorno, mientras que el volumen adquiere una sensación ingrávida. Con una iluminación cenital, la proyección de sombras desdibuja el relieve y da una apariencia algo fantasmagórica, igual que pasa iluminando desde abajo —aunque este último es poco frecuente—. Un factor determinante es el de las sombras, que generan una serie de contornos aparte de los anatómicos que proporcionan dramatismo a la imagen. Junto a los reflejos luminosos, la gradación de sombras genera una serie de efectos de gran riqueza en la figura, que el artista puede explotar de diversas maneras para conseguir distintos resultados de mayor o menor efectismo. También hay que tener en cuenta que la luz directa o la sombra sobre la piel modifican el color, variando la tonalidad desde el característico rosa pálido hasta el gris o el blanco. La luz también puede ser tamizada por objetos que se interpongan en su trayectoria (como cortinas, telas, jarrones u objetos varios), lo que genera diversos efectos y coloridos sobre la piel.[51]

En relación al ser humano es característico el género del retrato, en el que la luz interviene de forma decisiva para el modelado del rostro. Su elaboración parte de las mismas premisas que las del cuerpo humano, con el añadido de una mayor exigencia en la representación fidedigna de los rasgos fisonómicos e incluso la necesidad de plasmar la psicología del personaje. El dibujo es fundamental para modelar las facciones acorde al modelo y, al partir de ahí, la luz y el color son de nuevo el vehículo de traslación de la imagen visual a su representación en el lienzo.[52]

En el siglo XX surgió la abstracción como nuevo lenguaje pictórico, en el que la pintura se reduce a imágenes no figurativas que ya no describen la realidad, sino conceptos o sensaciones del propio artista, quien juega con la forma, el color, la luz, la materia, el espacio y otros elementos de forma totalmente subjetiva y no sujeta a convencionalismos. Pese a la ausencia de imágenes concretas de la realidad circundante la luz aún tiene presencia en numerosas ocasiones, generalmente aportando luminosidad a los colores o creando efectos de claroscuro por contraposición de valores tonales.[53]

Factor cronológico

Otro aspecto en el que la luz es un factor determinante es en el tiempo, en la representación del tiempo cronológico en la pintura. Hasta el Renacimiento los artistas no representaban un tiempo específico en la pintura y, por lo general, la única diferencia lumínica era entre luces de exterior y de interior. En numerosas ocasiones es difícil identificar en una obra la hora escpecífica del día, ya que ni la dirección de la luz ni su calidad ni la dimensión de las sombras son elementos determinantes para reconocer un determinado momento horario. La noche era raramente representada hasta prácticamente el manierismo y, en los casos en que se recurría a un ambiente nocturno, era porque lo requería la narración o por algún aspecto simbólico: en La anunciación a los pastores de Giotto o en la Anunciación de Ambrogio Lorenzetti el ambiente nocturno contribuye a acentuar el halo de misterio en torno al nacimiento de Cristo; en San Jorge y el dragón de Uccello la noche representa el mal, el mundo en el que vive el dragón. Por otro lado, incluso en temas narrativos que ocurren de noche, como la Última Cena o la cena de Emaús, este factor es en ocasiones soslayado deliberadamente, como en la Última cena de Andrea del Sarto, ambientada con una luz diurna.[54]

Generalmente la ambientación cronológica de una escena ha ido ligada a su correlato narrativo, si bien de una forma aproximada y con determinadas licencias por parte del artista. Prácticamente hasta el siglo XIX no se llegó a un grado total de plasmación fidedigna de la hora del día, debido más que nada al uso completo y exacto de toda la franja horaria por la civilización industrial, gracias a los avances en iluminación artificial. Pero así como en la edad contemporánea el tiempo ha tenido un componente más realista, antiguamente era un factor más bien narrativo, que acompañaba a la acción representada: el amanecer era un tiempo de viaje o caza; el mediodía, de acción o su posterior reposo; el atardecer, de regreso o de reflexión; la noche era sueño, miedo o aventura, o bien diversión y pasión; el nacimiento era matutino, la muerte nocturna.[55]

 
La tarde o Las ilusiones perdidas (1843), de Charles Gleyre, colección privada

La dimensión temporal empezó a cobrar relevancia en el siglo XVII, cuando artistas como Claudio de Lorena o Salvator Rosa empezaron a desligar la pintura de paisaje de un contexto narrativo y a elaborar obras en las que la protagonista era la naturaleza, con las únicas variaciones de la hora del día o la estación del año. Esta nueva concepción se fue desarrollando con el vedutismo dieciochesco y el paisaje romántico novecentista, y culminó con el impresionismo.[56]

La primera luz del día es la del alba, amanecer o aurora (en ocasiones se diferencia la aurora, que sería el primer resplandor del cielo, del amanecer, que correspondería a la salida del sol). Hasta el siglo XVII el alba apenas aparecía en pequeños trozos de paisaje, generalmente tras una puerta o una ventana, pero nunca se utilizaba para iluminar el primer plano. La luz del alba generalmente tiene efectos esfumados, por lo que hasta la aparición de la perspectiva aérea leonardesca no era muy utilizada. En su Diccionario de las Bellas Artes del Diseño (1797), Francesco Milizia afirma que «la aurora colorea dulcemente la extremidad de los cuerpos, comienza a disipar las tinieblas de la noche y el aire preñado aún de vapores deja los objetos vacilantes... Pero el sol aún no ha aparecido, por lo tanto las sombras no pueden ser muy sensibles. Todos los cuerpos deben participar de la frescura del aire y quedar en una especie de media-tinta. [...] El fondo del cielo quiere ser de un azul oscuro... para que se destaque mejor la bóveda celeste y aparezca el origen de luz: allí el cielo se coloreará de un encarnado bermejo desde una cierta altura con bandas alternativamente doradas y plateadas, que disminuirán de vivacidad a medida que se alejan del sitio de donde sale la luz». Para Milizia, la luz del amanecer era la más idónea para la representación de paisajes.[57]

 
Atardecer (1881), de Francis Augustus Silva, New Britain Museum of American Art, New Britain (Connecticut)

El mediodía y las horas inmediatamente anteriores y posteriores han supuesto siempre un marco estable para una representación objetiva de la realidad, si bien es difícil precisar en la mayoría de pinturas el momento exacto dependiendo de las diferentes intensidades lumínicas. Por otro lado, el mediodía exacto era desaconsejado por su extrema refulgencia, hasta el punto que Leonardo aconsejaba que «si lo haces al mediodía mantén la ventana tapada de tal manera que el sol, iluminándola todo el día, no haga cambiar la situación». También Milizia señala que «¿Puede el pintor imitar la luminosidad del mediodía que encandila la vista? No; pues entonces que no lo haga. Si alguna vez se debe tratar algún hecho ocurrido a mediodía, que el sol se esconda entre nubes, árboles, montes y edificios y que se señale aquel astro mediante algunos rayos que escapen a aquellos obstáculos. Que se considere entonces que los cuerpos no dan sombras, o poca, y que los colores, por la excesiva vivacidad de la luz, aparecen menos vivos que en las horas en que la luz es más atenuada». La mayoría de tratados de arte aconsejaban la luz de la tarde, que fue la más empleada sobre todo desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Vasari aconsejaba colocar el sol al oriente porque «la figura que se realiza tiene un gran relieve y se consigue gran bondad y perfección».[58]

 
Noche: puerto a la luz de la luna (1771), de Claude Joseph Vernet, Museo del Louvre, París

El ocaso se solía circunscribir en los inicios de la pintura moderna a una bóveda celeste caracterizada por su color rojizo, sin una correspondencia exacta con la iluminación de las figuras y objetos. Fue de nuevo con Leonardo que se inició un estudio más naturalista de la luz crepuscular, señalando en sus notas que «el enrojecimiento de las nubes, junto con el enrojecimiento del sol, hace enrojecer a todo lo que toma luz de ellos; y la parte de los cuerpos que no se ve ese enrojecimiento permanece del color del aire, y quien ve tales cuerpos le parece que son de dos colores; y de esto no puedes escapar ya que, mostrando la causa de tales sombras y luces, tú debes hacer las sombras y las luces participantes de las mencionadas causas, si no tu trabajo es vano y falso». Para Milizia este momento es arriesgado, ya que «cuanto más espléndidos son estos accidentes (el crepúsculo llameante siempre es un exceso), tanto más se deben observar para representarlos bien».[59]

Por último, la noche ha sido siempre una singularidad dentro de la pintura, hasta el punto de constituir un género propio: el nocturno. En estas escenas la luz procede de la luna, las estrellas o de algún tipo de iluminación artificial (fogatas, antorchas, velas o, más recientemente, luz de gas o eléctrica). La justificación para una escena nocturna se ha dado generalmente a partir de temas iconográficos ocurridos en esta franja horaria. En el siglo XIV la pintura empezó a alejarse del contenido simbólico y conceptual del arte medieval en busca de un contenido figurativo basado en un eje espacio-temporal más objetivo. Los artistas renacentistas eran refractarios a la ambientación nocturna, por cuanto su experimentación en el terreno de la perspectiva lineal requería de un marco objetivo y estable en el que la plena luz era indispensable. Así, Lorenzo Ghiberti afirmó que «no es posible que se vea en las tinieblas» y Leonardo escribió que «tinieblas significa completa privación de luz». Leonardo aconsejaba una escena nocturna únicamente con iluminación de un fuego, como un mero artificio para volver diurna una escena nocturna. Sin embargo, el esfumado leonardesco abrió una primera puerta a una representación naturalista de la noche, gracias a la disminución cromática en la distancia en el que el blanco azulado del aire luminoso leonardesco se puede convertir en un negro azulado para la noche: así como el primero crea un efecto de lejanía el segundo provoca cercanía, la dilución del fondo en la penumbra. Esta tendencia tendrá su punto culminante en el tenebrismo barroco, en el que la oscuridad se emplea para añadir dramatismo a la escena y para enfatizar ciertas partes del cuadro, muchas veces con un aspecto simbólico. Por otra parte, en el siglo XVII la representación de la noche adquiere un carácter más científico, especialmente gracias al invento del telescopio por Galileo y a una más detallada observación del cielo nocturno. Por último, los avances en iluminación artificial en el siglo XIX potenciaron la conquista del horario nocturno, que se convierte en un horario de ocio y diversión, circunstancia que fue especialmente plasmada por los impresionistas.[60]

Todo el aquel de ser pintor consiste en distinguir la luz de cada día de la semana, más que en distinguir los colores. ¿Quién no distingue el rojo del azul y del amarillo? Pero hay muy pocos que distingan la luz del domingo de la del viernes o el miércoles.[61]

Simbología

 
La luz del mundo (1853), de William Holman Hunt, Keble College, Universidad de Oxford. Cristo llama a una puerta que representa el alma humana y lleva un farol en alusión a su frase «yo soy la luz del mundo, aquel que me siga no andará en las tinieblas, pues tendrá la luz de la vida» (Juan, 8:12).[62]

La luz ha tenido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la pintura un componente estético, que identifica la luz con la belleza, así como un significado simbólico, especialmente relacionado con la religión, pero también con el conocimiento, el bien, la felicidad y la vida,[63]​ o en general lo espiritual e inmaterial.[64]​ En ocasiones se ha equiparado la luz del Sol con la inspiración y la imaginación, y la de la Luna con el pensamiento racional.[64]​ Por contraposición, las sombras y las tinieblas representan el mal, la muerte, la ignorancia, la inmoralidad, las desgracias o lo secreto.[64]​ Así, muchas religiones y filosofías a lo largo de la historia se han basado en la dicotomía entre la luz y la oscuridad, como Ahura Mazda y Ahrimán, el ying y el yang, los ángeles y demonios, el espíritu y la materia, etc.[64]​ En general, la luz se ha asociado a lo inmaterial y espiritual, probablemente por su aspecto etéreo e ingrávido, y esa asociación se ha extendido muchas veces a otros conceptos relacionados con la luz, como el color, la sombra, el fulgor, la evanescencia, etc.[23]

 
Extracto de la portada de la Enciclopedia (1772), cargado de simbolismo: la figura del centro representa la verdad, rodeada por una brillante luz (el símbolo central de la iluminación); dos figuras situadas a la derecha, la razón y la filosofía, están rasgando el velo que cubre la verdad

La identificación de la luz con un significado trascendente proviene de la antigüedad y probablemente existió en la mente de muchos artistas y religiosos antes de plasmarse la idea por escrito. En muchas religiones antiguas se identificaba la deidad con la luz, como el Baal semítico, el Ra egipcio o el Ahura Mazda iranio.[65]​ Los pueblos primitivos ya tenían un concepto trascendental de la luz —la llamada «metáfora de la luz»—, generalmente ligada a la inmortalidad, que relacionaba el más allá con la luz de las estrellas. Muchas culturas esbozaron un lugar de luz infinita donde reposaban las almas, concepto también recogido por Aristóteles y diversos Padres de la Iglesia como san Basilio y san Agustín. Por otro lado, muchos ritos religiosos se basaban en la «iluminación» para purificar el alma, desde la antigua Babilonia hasta los pitagóricos.[66]

En la mitología griega Apolo era el dios del Sol y a menudo ha sido representado en arte dentro de un disco de luz.[67]​ Por otro lado, Apolo era también el dios de la belleza y de las artes, un claro simbolismo entre la luz y estos dos conceptos.[19]​ También se relaciona con la luz la diosa del amanecer, Eos (Aurora en la mitología romana).[68]​ En la Antigua Grecia la luz era sinónimo de vida y se solía relacionar también con la belleza. En ocasiones se relacionaba la fluctuación de la luz con los cambios emocionales, así como con la capacidad intelectual. En cambio, la sombra tenía un componente negativo, se relacionaba con lo oscuro y escondido, con las fuerzas malignas, como las sombras espectrales del Tártaro.[69]​ Los griegos también relacionaban el sol con la «luz inteligente» (φῶς νοετόν), un principio conductor del movimiento del universo, y Platón estableció un paralelismo entre la luz y el conocimiento.[66]

 
Cristo resucitado (1512-1516), de Matthias Grünewald, altar de Isenheim, Museum Unterlinden, Colmar

Los antiguos romanos distinguían entre lux (fuente luminosa) y lumen (rayos de luz que emanan de esa fuente), términos que empleaban según el contexto: así, por ejemplo, lux gloriae o lux intelligibilis, o lumen naturale o lumen gratiae.[66]

En el cristianismo también se suele asociar a Dios con la luz, una tradición que se remonta al filósofo Pseudo-Dionisio Areopagita (De la jerarquía celeste, De los nombres divinos), que adaptó una similar procedente del neoplatonismo. Para este autor del siglo V, «la Luz deriva del Bien y es imagen de la Bondad». Posteriormente, en el siglo IX, Juan Escoto Erígena definió a Dios como «el padre de las luces».[70]​ Ya la Biblia comienza con la frase «hágase la luz» ( 1:3) y señala que «Dios vio que la luz era buena» (Gé 1:4). Este «bueno» tenía en hebreo un sentido más ético, pero en su traducción al griego se empleó el término καλός (kalós, «bello»), en el sentido de la kalokagathía, que identificaba bondad y belleza; aunque posteriormente en la Vulgata latina se hizo una traducción más literal (bonum en vez de pulchrum), quedó fijada en la mentalidad cristiana la idea de la belleza intrínseca del mundo como obra del Creador. Por otro lado, las Sagradas Escrituras identifican la luz con Dios, y Jesús llega a afirmar: «yo soy la luz del mundo, aquel que me siga no andará en las tinieblas, pues tendrá la luz de la vida» (Juan, 8:12).[71]​ Esta identificación de la luz con la divinidad llevó a la incorporación en las iglesias cristianas de una lámpara conocida como «luz eterna», así como la costumbre del encendido de cirios para recordar a los difuntos y diversos otros ritos.[72]

La luz está presente también en otros ámbitos de la religión cristiana: la Concepción de Jesús en María se realiza en forma de rayo de luz, tal como se aprecia en numerosas representaciones de la Anunciación;[63]​ de igual forma, representa la Encarnación, tal como expresó Pseudo-San Bernardo: «como el esplendor del sol atraviesa el vidrio sin romperlo y penetra su solidez en su impalpable sutileza, sin abrirlo cuando entra y sin romperlo cuando sale, así el Verbo Dios penetra en el vientre de María y sale de su seno intacto».[73]​ Este simbolismo de la luz que atraviesa el vidrio es el mismo concepto que se aplicó a los vitrales góticos, donde la luz simboliza la omnipresencia divina.[73]​ Otro simbolismo relacionado con la luz es el que identifica a Jesús con el Sol y a María como la Aurora que lo precede.[68]​ Además de todo ello, en el cristianismo la luz puede significar también la verdad, la virtud y la salvación.[74]​ En patrística, la luz es símbolo de eternidad y mundo celestial: según san Bernardo, las almas separadas del cuerpo serán «zambullidas en un océano inmenso de luz eterna y de eternidad luminosa».[75]​ Por otro lado, en el cristianismo antiguo el bautismo era llamado inicialmente «iluminación».[76]

En el cristianismo ortodoxo la luz es, más que un símbolo, un «aspecto real de la divinidad», según Vladimir Lossky. Una realidad que puede ser aprehensible por el ser humano, tal como expresa san Simeón el Nuevo Teólogo: «[Dios] no se aparece nunca como imagen o figura cualesquiera, sino que se muestra en su simplicidad, formado por la luz sin forma, incomprensible, inefable».[73]

Por la oposición de la luz y las tinieblas este elemento ha sido usado también en ocasiones como ahuyentador de los demonios, por lo que a menudo se ha representado la luz en diversos actos y ceremonias como la circuncisión, los bautizos, las bodas o los funerales, en forma de candelas o fuegos.[77]

 
La exaltación de la Cruz del Tabernáculo de Fráncfort (h. 1605), de Adam Elsheimer, Instituto de arte Städel, Fráncfort del Meno

En la iconografía cristiana la luz está presente igualmente en los halos de los santos, que se solían confeccionar —especialmente en el arte medieval— con un nimbo dorado, un círculo de luz situado alrededor de la cabeza de santos, ángeles y miembros de la Sagrada Familia. En La Anunciación de Fra Angelico, además del halo, el artista situó unos rayos de luz irradiando de la figura del arcángel Gabriel, para enfatizar su divinidad, igual recurso que emplea con la paloma que simboliza el Espíritu Santo.[78]​ En otras ocasiones, es el propio Dios quien se representa en forma de rayos de sol, como en El bautismo de Cristo (1445) de Piero della Francesca.[79]​ Los rayos también pueden significar la ira de Dios, como en La tempestad (1505) de Giorgione.[80]​ En otras ocasiones la luz representa la eternidad o divinidad: en el género de la vanitas los haces de luz solían enfocar los objetos cuya fugacidad se quería resaltar como símbolo de lo efímero de la vida, como en Vanidades (1645) de Harmen Steenwijck, donde un potente rayo de luz ilumina la calavera del centro del cuadro.[81]

 
Conversión de san Pablo (1876), de Domenico Morelli, catedral de Altamura

Entre los siglos xiv y xv los pintores italianos usaron luces de aspecto sobrenatural en escenas nocturnas para representar milagros: así, por ejemplo, en la Anunciación a los pastores de Taddeo Gaddi (Santa Croce, Florencia) o en la Estigmatización de san Francisco de Gentile da Fabriano (1420, colección privada). En el siglo XVI también se usaron luces sobrenaturales de efectos brillantes para señalar hechos milagrosos, como en el Cristo resucitado de Matthias Grünewald (1512-1516, altar de Isenheim, Museum Unterlinden, Colmar) o en la Anunciación de Tiziano (1564, San Salvatore, Venecia). En la centuria siguiente, Rembrandt y Caravaggio identificaron en sus obras la luz con la gracia divina y como agente de acción contra el mal.[82]​ El Barroco fue el período en que la luz cobró mayor simbolismo: en el arte medieval la luminosidad de los fondos, de los halos de los santos y otros objetos —conseguida generalmente con pan de oro—, era un atributo que no se correspondía con la luminosidad real, mientras que en el Renacimiento respondía más a un afán de experimentación y de delectación estética; Rembrandt fue el primero en aunar ambos conceptos, la luz divina es una luz real, sensorial, pero con una fuerte carga simbólica, un instrumento de revelación.[83]

 
La creación de la luz por medio de la palabra del Creador (1866), de Gustave Doré

Entre los siglos xvii y xviii las teorías místicas de la luz se fueron abandonando a medida que se iba imponiendo el racionalismo filosófico. De la luz trascendental o divina se evolucionó a un nuevo simbolismo de la luz que la identificaba con conceptos como el conocimiento, la bondad o el renacimiento, y se oponía a la ignorancia, el mal y la muerte.[84]Descartes hablaba de una «luz interna» capaz de captar las «verdades eternas», concepto también recogido por Leibniz, quien distinguió entre lumière naturelle (luz natural) y lumière révélée (luz revelada).[85]

 
Mujer ante la salida del sol (1818-1820), de Caspar David Friedrich, Museo Folkwang, Essen. Esta obra simboliza la comunión con la naturaleza

En el siglo XIX la luz fue relacionada por los románticos alemanes (Friedrich Schlegel, Friedrich Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel) con la naturaleza, en un sentido panteísta de comunión con la naturaleza. Para Schelling la luz era un medio en el que se movía el «alma universal» (Weltseele). Para Hegel, la luz era la «idealidad de la materia», el cimiento del mundo material.[85]

Entre los siglos xix y xx se impuso una visión más científica de la luz. La ciencia había intentado desentrañar la naturaleza de la luz desde los inicios de la Edad Moderna, con dos principales teorías: la corpuscular, defendida por Descartes y Newton; y la ondulatoria, defendida por Christiaan Huygens, Thomas Young y Augustin-Jean Fresnel. Más adelante, James Clerk Maxwell presentó una teoría electromagnética de la luz. Finalmente, Albert Einstein aglutinó las teorías corpuscular y ondulatoria.[86]

La luz también puede tener un carácter simbólico en la pintura de paisaje: en general, el amanecer y el paso de la noche al día representan el plan divino —o sistema cósmico— que trasciende la simple voluntad del ser humano; el alba también simboliza la renovación y redención de Cristo. En otras ocasiones, el sol y la luna se han asociado a diversas fuerzas vitales: así, el sol y el día se asocian a lo masculino, la fuerza y la energía vital; y la luna y la noche a lo femenino, el descanso, el sueño y la espiritualidad, en ocasiones incluso la muerte.[87]

En otras religiones la luz también tiene un significado trascendente: en el budismo representa la verdad y la superación de la materia en el ascenso al nirvana. En el hinduismo es sinónimo de sabiduría y de la comprensión espiritual de la participación con la divinidad (atman); también es la manifestación de Krishna, el «Señor de la Luz».[72]​ En el islam es el nombre sagrado Nûr. Según el Corán (24,35), «Alá es la luz de los cielos y de la tierra. [...] ¡Luz sobre luz! Alá guía a su luz a quien él quiere».[75]​ En el Zohar de la Cábala judía aparece la luz primordial Or (o Awr), y señala que el universo se reparte entre los imperios de la luz y de las tinieblas; también en las sinagogas judías suele haber una lámpara de «luz eterna» o ner tamid. Por último, en la masonería se considera la búsqueda de la luz el ascenso a los diversos grados masónicos; algunos de los símbolos masónicos, como el compás, el cartabón y el libro sagrado, se llaman «grandes luces»; también a los principales funcionarios masónicos se les llama «luces».[72]​ Por otro lado, la iniciación en la masonería se llama «recibir la luz».[88]

La luz es la más alegre de las cosas: es el símbolo de todo lo que es bueno y saludable. En todas las religiones significa la salvación eterna.[6]

Historia

 
Ifigenia en Táuride (c. 62  d. C.), fresco del triclinium de la casa de los Vettii, Pompeya

La utilización de la luz es intrínseca a la pintura, por lo que de forma directa o indirecta está presente desde tiempos prehistóricos, cuando ya las pinturas rupestres buscaban efectos lumínicos y de relieve gracias al aprovechamiento de las rugosidades de las paredes donde se representaban estas escenas. Sin embargo, hasta el arte clásico grecorromano no se produjeron serios intentos de una mayor experimentación en la representación técnica de la luz: Francisco Pacheco, en El arte de la pintura (1649), señala que: «la adumbración la inventó Surias, samio, cubriendo o manchando la sombra de un caballo, mirado a la luz del sol».[89]​ Por otro lado, se atribuye a Apolodoro de Atenas la invención del claroscuro, un procedimiento de contraste entre luces y sombras para producir efectos de realidad lumínica en una representación bidimensional como es la pintura.[90]​ Los efectos de luces y sombras fueron también desarrollados por los escenógrafos griegos en una técnica denominada skiagraphia, consistente en la contraposición de blancos y negros para crear contraste, hasta el punto que fueron denominados «pintores de sombras».[91]

En Grecia surgieron también los primeros estudios científicos sobre la luz: Aristóteles afirmó en relación a los colores que son «mezclas de diferentes fuerzas de la luz solar y de la luz del fuego, del aire y del agua», así como que «la oscuridad es debida a la privación de luz».[92]​ Uno de los más afamados pintores griegos fue Apeles, uno de los pioneros en la representación de la luz en la pintura.[93]​ De Apeles dijo Plinio que era el único que «pintaba lo que no se puede pintar, truenos, relámpagos y rayos». Otro pintor destacado fue Nicias de Atenas, del que Plinio elogiaba el «cuidado que ponía en la luz y la sombra para alcanzar la apariencia del relieve».[94]

Con la aparición de la pintura de paisaje se desarrolló un nuevo método para representar la distancia mediante gradaciones de luces y sombras, contrastando más el plano más cercano al espectador y difuminando progresivamente con la distancia. Estos primeros paisajistas creaban el modelado mediante tramas de luces y sombras, sin mezclar los colores en la paleta. Claudio Ptolomeo expuso en su Óptica cómo los pintores creaban la ilusión de profundidad mediante distancias que parecían «veladas por el aire».[95]​ En general, los contrastes más fuertes se hacían en las zonas más próximas al observador y se iban reduciendo progresivamente hacia el fondo. Esta técnica fue recogida por el arte paleocristiano y bizantino, como se aprecia en el mosaico absidal de Sant'Apollinare in Classe, y llegó incluso hasta la India, como se denota en los murales budistas de Ajantā.[96]

En el siglo V el filósofo Juan Filópono, en su comentario de la Meteorología de Aristóteles, esbozó una teoría sobre el efecto subjetivo de la luz y la sombra en la pintura, que hoy se conoce como «regla de Filópono»:

Si aplicamos blanco y negro sobre la misma superficie y luego los contemplamos desde lejos, el blanco parecerá siempre mucho más próximo y el negro más lejano. Por lo tanto cuando los pintores quieren que algo parezca hueco, como un pozo, una cisterna, una zanja o una cueva, lo pintan de negro o marrón. Pero cuando quieren que algo parezca prominente, como los pechos de una muchacha, una mano extendida o las patas de un caballo, aplican el negro sobre las áreas contiguas de manera que estas parezcan retroceder y las partes que hay entre ellas adelantarse.[97]
 
El buen pastor (c. 200), catacumba de Domitila, Roma

Este efecto era ya conocido de forma empírica por los pintores antiguos. Cicerón opinaba que los pintores veían más que las personas normales in umbris et eminentia («en las sombras y las eminencias»), es decir, la profundidad y la protuberancia. Y Pseudo-Longino —en su obra Sobre lo sublime— decía que «aunque los colores de sombra y luz se encuentran en el mismo plano, uno al lado del otro, la luz salta inmediatamente a la vista y no solo parece sobresalir sino realmente estar más cerca».[98]

El arte helenístico gustaba de los efectos de luz, especialmente en la pintura de paisaje, como se denota en los estucos de La Farnesina. El claroscuro fue muy utilizado en la pintura romana, como se denota en las arquitecturas ilusorias de los frescos de Pompeya, aunque desapareció durante la Edad Media.[90]Vitruvio recomendaba como más idónea para la pintura la luz del norte, al ser más constante debido a su poca mutabilidad en el tono.[99]​ Posteriormente, en el arte paleocristiano se evidenció el gusto por los contrastes entre luz y sombra —como se vislumbra en las pinturas sepulcrales cristianas y en los mosaicos de Santa Pudenciana y Santa María la Mayor—, de tal forma que en ocasiones se ha denominado a este estilo como «impresionismo antiguo».[100]

El arte bizantino heredó el empleo de toques de luz de forma ilusionista que se realizaba en el arte pompeyano, pero así como en el original su principal función era naturalista aquí es ya una fórmula retórica alejada de la representación de la realidad.[101]​ En el arte bizantino, así como en el arte románico en el que influyó poderosamente, se valoraba más la luminosidad y esplendor de brillos y reflejos, especialmente del oro y piedras preciosas, con un componente más estético que pictórico, ya que estos brillos eran sinónimo de belleza, de un tipo de belleza más espiritual que material. Estos briilos se identificaban con la luz divina, como hizo el abad Suger para justificar su gasto en joyas y materiales preciosos.[102]

Tanto el arte griego como el romano sentaron las bases del estilo conocido como clasicismo, que tiene como principales premisas la veracidad, la proporción y la armonía. La pintura clasicista se basa fundamentalmente en el dibujo como herramienta de diseño previo, sobre el que se aplica el pigmento teniendo en cuenta una correcta proporción de cromatismo y sombreado. Estos preceptos sentaron las bases de una forma de entender el arte que ha perdurado durante toda la historia, con una serie de altibajos cíclicos en que se han seguido en mayor o menor medida: algunos de los períodos en que se ha retornado a los cánones clásicos han sido el Renacimiento, el clasicismo barroco, el neoclasicismo y el academicismo.[103]

Arte medieval

 
Virgen en el trono con el Niño, ángeles y santos (1308-1311), tabla central de la cara anterior de la Maestà de Duccio, Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Siena

El historiador del arte Wolfgang Schöne dividió la historia de la pintura en función de la luz en dos períodos: «luz propia» (eigenlicht), que se correspondería con el arte medieval; y «luz iluminante» (beleuchtungslicht), que se desarrollaría en el arte moderno y contemporáneo (Über das Licht in der Malerei, Berlín, 1979).[104]

En la Edad Media la luz tuvo en el arte un fuerte componente simbólico, ya que se consideraba reflejo de la divinidad. Dentro de la filosofía escolástica medieval surgió una corriente denominada estética de la luz, que identificaba la luz con la belleza divina, e influyó en gran medida en el arte medieval, principalmente el gótico:[105]​ las nuevas catedrales góticas eran más luminosas, con amplios ventanales que inundaban el espacio interior, que era indefinido, sin límites, como concreción de una belleza absoluta, infinita. La introducción de nuevos elementos arquitectónicos como el arco ojival y la bóveda de crucería, junto al uso de contrafuertes y arbotantes para sustentar el peso del edificio, permitieron la apertura de ventanales cubiertos con vitrales que colmaban de luz el interior, que ganó en transparencia y luminosidad.[106]​ Estos vitrales permitían matizar la luz que entraba por ellos, creando fantásticos juegos de luces y colores, fluctuantes en las distintas horas del día, que se reflejaban de forma armónica en el interior de los edificios.[107]

La luz se asociaba con la divinidad, pero también con la belleza y la perfección: según san Buenaventura (De Intelligentii), la perfección de un cuerpo depende de su luminosidad («perfectio omnium eorum quae sunt in ordine universo, est lux»). Guillermo de Auxerre (Summa Aurea) también relacionó belleza y luz, de tal forma que un cuerpo es más o menos bello según su grado de resplandor.[108]​ Esta nueva estética fue paralela en muchos momentos a los avances de la ciencia en materias como la óptica y la física de la luz, especialmente gracias a los estudios de Roger Bacon. En esta época fueron conocidos también los trabajos de Alhacén, que serían recogidos por Witelo en De perspectiva (h. 1270-1278) y Adam Pulchrae Mulieris en Liber intelligentiis (h. 1230).[109]

 
El beso de Judas (1304-1306), de Giotto, capilla de los Scrovegni, Padua

El nuevo protagonismo otorgado a la luz en época medieval influyó poderosamente en todos los géneros artísticos, hasta el punto de que Daniel Boorstein señala que «fue el poder de la luz el que produjo las formas artísticas más modernas, porque la luz, mensajero casi instantáneo de la sensación, es el elemento más veloz y transitorio».[110]​ Además de la arquitectura, la luz influyó especialmente en la miniatura, con manuscritos iluminados con colores vivos y brillantes, generalmente gracias a la utilización de colores puros (blanco, rojo, azul, verde, oro y plata), que daban a la imagen una gran luminosidad, sin matices ni claroscuros. La conjugación de estos colores elementales genera luz por la concordancia de conjunto, gracias a la aproximación de las tintas, sin tener que recurrir a efectos de sombreado para perfilar los contornos. La luz irradia de los objetos, que son luminosos sin necesidad del juego de volúmenes que será característico en la pintura moderna. En especial, la utilización del oro generó en la miniatura medieval zonas de gran intensidad lumínica, muchas veces contrastadas con tonos fríos y claros, para proporcionar mayor cromatismo.[111]

Sin embargo, en pintura la luz no tuvo el protagonismo que tuvo en arquitectura: la «luz propia» medieval era ajena a la realidad y sin contacto con el espectador, ya que ni procedía de fuera —al carecer de fuente de luz— ni salía hacia fuera, ya que no expandía luz. No se utilizaba el claroscuro, ya que la sombra estaba proscrita al ser considerada refugio del mal. La luz se consideraba de origen divino y vencedora de las tinieblas, por lo que iluminaba todo por igual, con la consecuencia de la falta de modelado y volumen en los objetos, hecho que redundaba en la imagen ingrávida e incorpórea que se buscaba para acentuar la espiritualidad.[104]​ Aunque se percibe un mayor interés por la representación de la luz, es con un carácter más simbólico que naturalista. Así como en arquitectura las vidrieras creaban un espacio donde la iluminación cobraba un carácter trascendente, en pintura se desarrolló una escenificación espacial a través de los fondos de oro, que si bien no representaban un espacio físico sí suponían un ámbito metafísico, vinculado a lo sagrado. Esta «luz gótica» suponía una iluminación fingida y creaba un tipo de imagen irreal, que trascendía la mera naturaleza.[112]

La luz «no natural» del arte gótico también se presenta como portadora de un mundo de imágenes de gran opulencia figurativa, cuya potencia actúa con fuerza extraordinaria sobre el alma del hombre.[113]
Otto Georg von Simson

El fondo de oro reforzó el simbolismo sagrado de la luz: las figuras se ven inmersas en un espacio indeterminado de luz no natural, un escenario de carácter sagrado donde las figuras y objetos forman parte del simbolismo religioso. Cennino Cennini (Il libro dell'Arte), recopiló diversos procedimientos técnicos para la utilización del pan de oro en pintura (fondos, ropajes, nimbos), que continuaron vigentes hasta el siglo XVI.[114]​ El pan de oro era usado con profusión, especialmente en halos y fondos, como se aprecia en la Maestà de Duccio, que brillaba intensamente en el interior de la catedral de Siena. En ocasiones, antes de aplicar el pan de oro se extendía una capa de arcilla roja; tras humedecer la superficie y situar el pan de oro se alisaba y pulía con marfil o una piedra lisa. Para conseguir más brillo y atrapar la luz se hacían incisiones en el dorado.[115]​ Cabe destacar que en la pintura de inicios del gótico no hay sombras, sino que toda la representación está uniformemente iluminada; según Hans Jantzen, «en la medida en que la pintura medieval suprime la sombra eleva su luz sensible a la potencia de una luz suprasensible».[116]

En la pintura gótica se percibe una progresiva evolución en la utilización de la luz: el gótico lineal o franco-gótico se caracterizó por el dibujo lineal y el fuerte cromatismo, y otorgó mayor relevancia a la luminosidad del color plano que a la tonalidad, destacando el pigmento cromático frente a la gradación lumínica.[117]​ Con el gótico itálico o trecentista se inició una utilización más naturalista de la luz, que se caracterizó por la aproximación realizada a la representación de la profundidad —que cristalizaría en el Renacimiento con la perspectiva lineal—, los estudios sobre anatomía y el análisis de la luz para conseguir la matización tonal, como se aprecia en la obra de Cimabue, Giotto, Duccio, Simone Martini y Ambrogio Lorenzetti.[118]​ En el gótico flamenco surgió la técnica de la pintura al óleo, que proporcionaba colores más brillantes y permitía su gradación en diversas gamas cromáticas, a la vez que facilitaba mayor minuciosidad en los detalles (Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Gerard David).[119]

Entre los siglos xiii y xiv surgió en Italia una nueva sensibilidad hacia una representación más naturalista de la realidad, que tuvo como uno de sus factores coadyuvantes el estudio de una luz realista en la composición pictórica. En los frescos de la capilla de los Scrovegni (Padua), Giotto estudió cómo distinguir superficies planas y curvas por la presencia o ausencia de degradados y cómo distinguir la orientación de superficies planas por tres tonos: más ligero para superficies horizontales, medio para superficies verticales frontales y más oscuro para superficies verticales que retroceden.[120]​ Giotto fue el primer pintor en representar la luz solar, un tipo de iluminación suave, transparente, pero que ya servía para modelar las figuras y realzar la calidad de las ropas y los objetos.[121]​ Por su parte, Taddeo Gaddi —en su Anunciación a los pastores (capilla Baroncelli, Santa Croce, Florencia)— representó la luz divina en una escena nocturna con una fuente de luz visible y una rápida caída en el patrón de distribución de luz característica de fuentes puntuales de luz, a través de unos contrastes de color amarillo y violeta.[122]

 
La adoración del Cordero Místico, del Políptico de Gante (1432, catedral de San Bavón, Gante), de Hubert y Jan van Eyck

En los Países Bajos, los hermanos Hubert y Jan van Eyck y Robert Campin buscaron la forma de plasmar diversos juegos de luces en superficies de diferentes texturas y brillo, imitando los reflejos de la luz sobre espejos y superficies metálicas y remarcando la brillantez de joyas y gemas de colores (Tríptico de Mérode, de Campin, 1425-1428; Políptico de Gante, de Hubert y Jan van Eyck, 1432).[122]​ Hubert fue el primero en desarrollar un cierto sentido de saturación de la luz en sus Horas de Turín (1414-1417), en las que recreó los primeros «paisajes modernos» de la pintura occidental —según Kenneth Clark—.[123]​ En estos pequeños paisajes el artista recrea efectos como el reflejo del cielo vespertino en el agua o la luz que centellea en las olas de un lago, unos efectos que no se volverán a ver hasta el paisajismo holandés del siglo XVII.[124]​ En el Políptico de Gante (1432, catedral de San Bavón, Gante), de Hubert y Jan, el paisaje de La adoración del Cordero Místico se deshace en luz en las celestiales lontananzas del fondo, con una sutileza que solo lograría posteriormente el barroco Claudio de Lorena.[125]

Jan van Eyck desarrolló los experimentos lumínicos de su hermano y logró plasmar una luminosidad atmosférica de aspecto naturalista en sus obras, en cuadros como la Virgen del canciller Rolin (1435, Museo del Louvre, París),[100]​ o El matrimonio Arnolfini (1434, The National Gallery, Londres), donde combina la luz natural que entra por dos ventanas laterales con la de una única vela encendida en el candelero, que tiene aquí un valor más simbólico que plástico, ya que simboliza la vida humana.[126]​ En el taller de Van Eyck se desarrolló la pintura al óleo, que otorgó una mayor luminosidad a la pintura gracias a las veladuras: por lo general, aplicaban una primera capa de témpera, más opaca, sobre la que aplicaban el óleo (pigmentos molidos en aceite), que es más transparente, mediante diversas capas finas que dejaban pasar la luz, consiguiendo mayor luminosidad, profundidad y riqueza tonal y cromática.[127]

Otros artistas holandeses que destacaron en la expresión lumínica fueron: Dirk Bouts, quien en sus obras realza con la luz el colorido y, en general, el sentido plástico de la composición; Petrus Christus, cuya utilización de la luz se acerca a una cierta abstracción de las formas; y Geertgen tot Sint Jans, autor en algunas de sus obras de sorprendentes efectos lumínicos, como en su Natividad (1490, National Gallery, Londres), donde la luz emana del cuerpo del Niño Jesús en la cuna, símbolo de la Gracia Divina.[128]

Arte de la Edad Moderna

 
Coronación de la Virgen (1435), de Fra Angélico, Galería Uffizi, Florencia

Renacimiento

El arte de la Edad Moderna —no confundir con arte moderno, que se suele emplear como sinónimo de arte contemporáneo— se inició con el Renacimiento, surgido en Italia en el siglo XV (Quattrocento), un estilo influido por el arte clásico grecorromano e inspirado en la naturaleza, con un componente más racional y mesurado, basado en la armonía y la proporción. Surgió la perspectiva lineal como nuevo método de composición y la luz se volvió más naturalista, con un estudio empírico de la realidad física.[129]​ La cultura renacentista supuso el retorno al racionalismo, al estudio de la naturaleza, la investigación empírica, con especial influencia de la filosofía clásica grecorromana. La teología pasó a un segundo plano y el objeto de estudio del filósofo volvió a ser el ser humano (humanismo).[130]

En el Renacimiento se generalizó el uso del lienzo como soporte y la técnica de la pintura al óleo, especialmente en Venecia desde 1460. El óleo aportaba una mayor riqueza cromática y facilitaba la representación de brillos y efectos lumínicos, que se podían representar en una mayor gama de matices.[131]​ En general, la luz renacentista solía ser intensa en los primeros planos, disminuyendo progresivamente hacia el fondo.[132]​ Era una iluminación fija, lo que suponía una abstracción respecto a la realidad, ya que creaba un espacio aséptico subordinado al carácter idealizante de la pintura renacentista; para reconvertir este espacio ideal en una atmósfera real se siguió un lento proceso basado en la subordinación de los valores volumétricos a los efectos lumínicos, a través de la disolución de la solidez de las formas en el espacio luminoso.[104]

Durante esta época se recuperó el claroscuro como método para dar relieve a los objetos, al tiempo que se profundizó en el estudo del degradado como técnica para disminuir la intensidad del color y el modelado para graduar los diversos valores de luces y sombras.[133]​ La luz natural renacentista no solo determinaba el espacio de la composición pictórica, sino también el volumen de figuras y objetos. Es una luz que pierde el carácter metafórico de la luz gótica y se convierte en una herramienta de medida y ordenación de la realidad, que conforma un espacio plástico a través de una representación naturalista de los efectos lumínicos. Incluso cuando la luz conserva un referente metafórico —en escenas religiosas— es una luz subordinada a la composición realista.[134]

La luz tuvo una especial relevancia en la pintura de paisaje, género en el que significó la transición de una representación de tipo simbólico en el arte medieval a una transcripción naturalista de la realidad. La luz es el medio que unifica todas las partes de la composición en un todo estructurado y coherente. Según Kenneth Clark, «el sol brilla por primera vez en el paisaje de la Huida a Egipto que Gentile da Fabriano pintó en su Adoración de 1423». Este sol es un disco de oro, lo cual es una reminiscencia del simbolismo medieval, pero su luz es ya plenamente naturalista, que se derrama sobre la ladera del monte, genera sombras y crea el espacio compositivo de la imagen.[135]

En el Renacimiento surgieron los primeros tratados teóricos sobre la representación de la luz en la pintura: Leonardo da Vinci dedicó buena parte de su Tratado sobre la pintura al estudio científico de la luz. Alberto Durero investigó un procedimiento matemático para determinar la ubicación de sombras proyectadas por objetos iluminados por luces de fuentes puntuales, como la luz de una vela. Giovanni Paolo Lomazzo dedicó el cuarto libro de su Trattato (1584) a la luz, en el que ordena la luz de forma descendiente desde la luz solar primaria, la luz divina y la luz artificial hasta la luz secundaria reflejada por cuerpos iluminados, más débil.[122]Cennino Cennini recogió en su tratado Il libro dell'arte la regla de Filópono sobre la creación de distancia mediante contrastes: «cuanto más alejadas quieras que parezcan las montañas, más oscuro harás tu color; y cuanto más próximas quieras que parezcan, más claros harás los colores».[136]

 

Otro referente teórico fue Leon Battista Alberti, quien en su tratado De pictura (1435) señaló la indisolubilidad de la luz y el color, y afirmó que «los filósofos dicen que ningún objeto es visible si no está iluminado y no tiene color. Por ello afirman que entre la luz y el color existe una gran interdependencia, dado que se hacen visibles recíprocamente».[137]​ En su tratado, Alberti señalaba tres conceptos fundamentales en pintura: circumscriptio (dibujo, contorno), compositio (disposición de los elementos) y luminum receptio (iluminación).[138]​ Afirmaba que el color es una cualidad de la luz y que colorear es «dar luz» a un cuadro.[137]​ Alberti señaló que el relieve en pintura se conseguía con los efectos de luz y sombra (lumina et umbrae), y advertía que «en la superficie sobre la que caen los rayos de luz el color es más claro y luminoso, y que el color se vuelve más oscuro donde la fuerza de la luz disminuye gradualmente».[139]​ Igualmente, habló del uso del color blanco como principal herramienta para crear brillo: «el pintor no tiene otra cosa que el pigmento blanco (album colorem) para imitar el destello (fulgorem) de las superficies más pulidas, igual que no tiene nada más que el negro para representar la más extrema oscuridad de la noche». Así, cuanto más oscuro sea el tono general del cuadro más posibilidades tiene el artista de crear efectos de luz, pues resaltarán más.[140]

Las teorías de Alberti influyeron notablemente en la pintura florentina de mediados del siglo XV, de tal manera que este estilo es denominado en ocasiones pittura di luce (pintura de luz), representada por Domenico Veneziano, Fra Angélico, Paolo Uccello, Andrea del Castagno y las primeras obras de Piero della Francesca.[137]

Domenico Veneziano, que como su nombre indica era originario de Venecia aunque establecido en Florencia, fue el introductor de un estilo más basado en el color que en la línea.[141]​ En una de sus obras maestras, La Virgen y el Niño con san Francisco, san Juan Bautista, san Cenobio y santa Lucía (c. 1445, Uffizi, Florencia), logró una representación verosímilmente naturalista conjugando las nuevas técnicas de representación de la luz y el espacio. La solidez de las formas está sólidamente fundamentada en el modelado luz-sombra, pero además la imagen tiene una ambientación serena y radiante que proviene de la clara luz del sol que inunda el patio donde transcurre la escena, uno de los sellos estilísticos de este artista.[142]

Fra Angélico sintetizó el simbolismo de la luz espiritual del cristianismo medieval con el naturalismo de la luz científica renacentista. Supo distinguir entre la luz del alba, del mediodía y del crepúsculo, una luz difusa y no contrastada, como de una eterna primavera, lo que otorga a sus obras un aura de serenidad y placidez que refleja su espiritualidad interior.[143]​ En Escenas de la vida de san Nicolás (1437, Pinacoteca Vaticana, Roma) aplicó el método de Alberti de equilibrar mitades iluminadas y sombreadas, especialmente en la figura de espaldas y en el fondo montañoso.[139]

Uccello fue también un gran innovador en el terreno de la iluminación pictórica: en sus obras —como La batalla de San Romano (1456, Museo del Louvre, París)— cada objeto está concebido de forma independiente, con una iluminación propia que define su corporeidad, en conjunción con los valores geométricos que determinan su volumen. Estos objetos se aglutinan en una composición escenográfica, con un tipo de iluminación artificial que recuerda la de las artes escénicas.[144]

 
El nacimiento de Venus (1485), de Sandro Botticelli, Galería Uffizi, Florencia

Por su parte, Piero della Francesca usó la luz como principal elemento de definición espacial, estableciendo un sistema de composición volumétrica en que incluso las figuras quedan reducidas a meros esquemas geométricos, como en El bautismo de Cristo (1440-1445, The National Gallery, Londres). Según Giulio Carlo Argan, Piero no se plantea «una transmisión de la luz, sino una fijación de la luz», que convierte las figuras en referencias de una determinada definición del espacio.[145]​ Realizó estudios científicos de perspectiva y óptica (De prospectiva pingendi) y en sus obras, llenas de una luminosidad colorística de gran belleza, utiliza la luz como elemento tanto expresivo como simbólico, como se aprecia en sus frescos de San Francisco de Arezzo.[146]​ Della Francesca fue uno de los primeros artistas modernos en pintar escenas nocturnas, como El sueño de Constantino (Leyenda de la cruz, 1452-1466, San Francisco de Arezzo).[147]​ Asimiló con inteligencia el luminismo de la escuela flamenca, que combinó con el espacialismo florentino: en algunos de sus paisajes se aprecian unas lontananzas lumínicas que recuerdan a los hermanos Van Eyck, aunque transcritas con la dorada luz mediterránea de su Umbría natal.[148]

 
El tributo de la moneda (1424-1427), de Masaccio, capilla Brancacci, Santa Maria del Carmine, Florencia

Masaccio fue pionero en utilizar la luz para enfatizar el dramatismo de la escena, como se observa en sus frescos de la capilla Brancacci de Santa Maria del Carmine (Florencia),[149]​ donde emplea la luz para configurar y modelar el volumen, al tiempo que la combinación de luces y sombras sirve para determinar el espacio. En estos frescos, Masaccio consiguió una sensación de perspectiva sin recurrir a la geometría, como sería habitual en la perspectiva lineal, sino distribuyendo la luz entre las figuras y demás elementos de la representación.[150]​ En El tributo de la moneda, por ejemplo, situó una fuente de luz externa al cuadro que ilumina las figuras oblicuamente, proyectando sombras en el suelo con las que juega el artista.[151]

A caballo entre el gótico y el Renacimiento, Gentile da Fabriano fue también un pionero en la utilización naturalista de la luz: en la predela de la Adoración de los Magos (1423, Uffizi, Florencia) distinguió entre fuentes de luz naturales, artificiales y sobrenaturales, con una técnica de hojas de oro y grafito para crear la ilusión de luz mediante un modelado tonal.[122]

Sandro Botticelli fue un pintor goticizante que se alejó del estilo naturalista iniciado por Masaccio y retornó a un cierto concepto simbólico de la luz.[152]​ En El nacimiento de Venus (1483-1485, Uffizi, Florencia), simbolizó con la contraposición luz-oscuridad la dicotomía entre materia y espíritu, en consonancia con las teorías neoplatónicas de la Academia Florentina de la que era seguidor: en la parte izquierda del cuadro la luz corresponde al alba, tanto física como simbólica, ya que el personaje femenino que aparece abrazada a Céfiro es Aurora, la diosa del amanecer; en la parte derecha, más oscura, se sitúa la tierra y el bosque, como elementos metafóricos de la materia, mientras que el personaje que tiende un manto a Venus es la Hora, que personifica el tiempo. Venus se encuentra en el centro, entre el día y la noche, entre el mar y la tierra, entre lo divino y lo humano.[153]

En Venecia surgió una notable escuela pictórica caracterizada por el uso del lienzo y la pintura al óleo, donde la luz tenía un papel fundamental en la estructuración de las formas, al tiempo que se otorgaba una gran relevancia al color: el cromatismo sería el principal sello distintivo de esta escuela, como lo sería en el siglo XVI con el manierismo. Sus principales representantes fueron Carlo Crivelli, Antonello da Messina y Giovanni Bellini.[131]​ En el Retablo de san Job (c. 1485, Gallerie dell'Accademia, Venecia), Bellini juntó por primera vez la perspectiva lineal florentina con el colorido veneciano, aglutinando espacio y atmósfera, y sacó el máximo partido a la nueva técnica del óleo iniciada en Flandes, con lo que creó un nuevo lenguaje artístico que fue rápidamente imitado.[154]​ Según Kenneth Clark, Bellini «nació con el mayor don del paisajista: sensibilidad emotiva a la luz».[155]​ En su Cristo en el monte de los Olivos (1459, National Gallery, Londres) hizo de los efectos de luz la fuerza motriz del cuadro, con un valle en sombras en el que se asoma el sol naciente por las colinas. Esta luz emotiva se aprecia también en su Resurrección de los Staatliche Museen de Berlín (1475-1479), donde la figura de Jesús irradia una luz que baña a los soldados dormidos.[156]​ Así como en sus primeras obras predominan los amaneceres y atardeceres, en su producción madura aprecia más la plena luz del día, en la que las formas se funden con la atmósfera general. Sin embargo, también sabía sacar provecho de las luces frías y pálidas del invierno, como en la Virgen de la pradera (1505, National Gallery, Londres), donde un pálido sol pugna con las sombras del primer plano creando un fugaz efecto de luz marmórea.[157]

En el Renacimiento surgió la técnica del esfumado, tradicionalmente atribuida a Leonardo da Vinci, consistente en la degradación de los tonos lumínicos para difuminar los contornos y dar así sensación de lejanía. Esta técnica pretendía dar una mayor verosimilitud a la representación pictórica, al crear unos efectos semejantes a los de la visión humana en entornos de amplia perspectiva. La técnica consistía en una progresiva aplicación de veladuras y en el plumeado de las sombras para conseguir un degradado suave entre las diversas partes de luz y sombra del cuadro, con una gradación tonal conseguida con progresivos retoques, sin dejar rastro de la pincelada. Se denomina también «perspectiva aérea», ya que sus resultados se asemejan a la visión en un ambiente natural determinado por efectos atmosféricos y del entorno. Esta técnica fue empleada, además de Leonardo, por Durero, Giorgione y Bernardino Luini, y más tarde por Velázquez y otros pintores barrocos.[158]

Leonardo se preocupó esencialmente de la percepción, la observación de la naturaleza. Buscaba la vida en la pintura, la cual encontró en el color, en la luz del cromatismo. En su Tratado de la pintura (1540) expuso que la pintura es la suma de la luz y la oscuridad (claroscuro), lo que da movimiento, vida: según Leonardo, la tiniebla es el cuerpo y la luz el espíritu, siendo la mezcla de ambos la vida.[159]​ En su tratado estableció que «la pintura es composición de luz y de sombras, combinada con las diversas calidades de todos los colores simples y compuestos».[160]​ También distinguió entre iluminación (lume) y brillo (lustro), y advirtió que los «cuerpos opacos con superficie dura y áspera nunca generan lustre en ninguna parte iluminada».[161]

El polímata florentino incluía la luz entre los componentes principales de la pintura y la señalaba como un elemento que articula la representación pictórica y que condiciona la estructura espacial y el volumen y cromatismo de los objetos y figuras.[162]​ También se preocupó por el estudio de las sombras y sus efectos, que analizó junto a la luz en su tratado. Distinguió asimismo entre sombra (ombra) y oscuridad (tenebre), siendo la primera una oscilación entre claridad y oscuridad.[163]​ También estudió la pintura nocturna, para la que aconsejaba la presencia del fuego como medio de iluminación, y consignó las diferentes gradaciones necesarias de luz y color según la distancia a la fuente de luz.[164]​ Leonardo fue uno de los primeros artistas en preocuparse por el grado de iluminación del taller del pintor, sugiriendo que para desnudos o carnaciones el taller debía tener luces descubiertas y muros de color rojo, mientras que para retratos los muros debían ser negros y la luz difuminada por un entoldado.[133]

Los sutiles efectos de claroscuro de Leonardo se perciben en sus retratos femeninos, en los que las sombras inciden en los rostros como sumergiéndose en una atmósfera sutil y misteriosa. En estas obras abogaba por las luces intermedias, afirmando que «los contornos y figuras de cuerpos oscuros se distinguen mal en la oscuridad así como en la luz, pero en las zonas intermedias entre la luz y la sombra se les percibe mejor».[165]​ Asimismo, sobre el color escribió que «los colores situados en las sombras participarán en mayor o menor grado de su belleza natural según se sitúen en una oscuridad mayor o menor. Pero si los colores se sitúan en un espacio luminoso, entonces poseerán una belleza tanto mayor cuanto esplendorosa sea la luminosidad».[166]

Mira la luz y considera su belleza. Parpadea y vuelve a mirarla: lo que ahora ves de la luz antes no estaba y lo que había antes ya no existe.[167]

El otro gran nombre de principios del Cinquecento fue Rafael, una artista sereno y equilibrado cuya obra muestra un cierto idealismo encuadrado en una técnica realista de gran virtuosismo ejecutorio.[168]​ Según Giovanni Paolo Lomazzo, Rafael «ha dado la luz encantadora, amorosa y dulce, de manera que sus figuras aparecen bellas, gratas e intrincadas en sus contornos, y dotadas de tal relieve que parecen moverse».[169]​ Algunas de sus soluciones lumínicas fueron bastante innovadoras, con unos recursos a medio camino entre Leonardo y Caravaggio, como se aprecia en La transfiguración (1517-1520, Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano), en que divide la imagen en dos mitades, la celestial y la terrenal, cada una con distintos recursos pictóricos.[170]​ En la Liberación de San Pedro (1514, Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano) realizó una escena nocturna en la que destaca la luz que irradia el ángel del centro, que otorga sensación de profundidad, a la vez que se refleja en las corazas de los guardias creando unos intensos efectos lumínicos. Esta fue quizá la primera obra que incluía una iluminación artificial con un sentido naturalista: la luz que irradia del ángel influye en la iluminación de los objetos de su entorno, al tiempo que diluye las formas lejanas.[171]

Fuera de Italia, Alberto Durero se preocupó de la luz especialmente en sus paisajes a la acuarela, tratados con un detallismo casi topográfico, en los que demuestra una especial delicadeza en la captación de la luz, con unos efectos poéticos que preludian el paisaje sentimental del romanticismo.[172]Albrecht Altdorfer mostró una sorprendente utilización de la luz en La batalla de Alejandro en Issos (1529, Alte Pinakothek, Múnich), donde la aparición del sol entre las nubes produce una refulgencia sobrenatural, unos efectos de luces burbujeantes que anteceden igualmente al romanticismo.[173]Matthias Grünewald fue un artista solitario y melancólico, cuya original obra refleja un cierto misticismo en el tratamiento de los temas religiosos, con un estilo emotivo y expresionista, todavía de raíces medievales. Su principal obra fue el altar de Isenheim (1512-1516, Museum Unterlinden, Colmar), en el que destaca el halo refulgente en el que sitúa su Cristo resucitado.[174]

A caballo entre el gótico y el Renacimiento se halla la inclasificable obra de El Bosco, un artista flamenco dotado de una gran imaginación, autor de imágenes oníricas que siguen sorprendiendo por su fantasía y originalidad. En sus obras —y especialmente en sus fondos paisajísticos— se denota una gran destreza en el uso de la luz en diferentes circunstancias temporales y ambientales, pero además supo recrear en sus escenas infernales efectos fantásticos de llamas y fuegos, así como luces sobrenaturales y otros originales efectos, especialmente en obras como El juicio final (c. 1486-1510, Groenige Museum, Brujas), Visiones del Más Allá (c. 1490, Palacio Ducal de Venecia), El jardín de las delicias (c. 1500-1505, Museo del Prado, Madrid), El carro de heno (c. 1500-1502, Museo del Prado, Madrid) o Las tentaciones de san Antonio (c. 1501, Museo de Bellas Artes de Lisboa). El Bosco tenía predilección por los efectos de luz generados por el fuego, por el fulgor de las llamas, lo que dio origen a una nueva serie de cuadros en los que destacaban los efectos de luces violentas y fantásticas originadas por el fuego, como se denota en una obra de artista anónimo vinculado al taller de Lucas van Leyden, Lot y sus hijas (c. 1530, Museo del Louvre, París), o en algunas obras de Joachim Patinir, como Caronte cruzando la laguna Estigia (c. 1520-1524, Museo del Prado, Madrid) o Paisaje con la destrucción de Sodoma y Gomorra (c. 1520, Museo Boymans Van Beuningen, Róterdam).[175]​ Estos efectos también influyeron sobre Giorgione, así como algunos pintores manieristas como Lorenzo Lotto, Dosso Dossi y Domenico Beccafumi.[176]

Manierismo

Al Renacimiento sucedió a mediados del siglo XVI el manierismo, un movimiento que abandonó la naturaleza como fuente de inspiración para buscar un tono más emotivo y expresivo, en el que cobró importancia la interpretación subjetiva que el artista hacía de la obra de arte, con gusto por la forma sinuosa y estilizada, con deformación de la realidad, perspectivas distorsionadas y atmósferas efectistas. En este estilo la luz se utilizó de forma efectista, con un tratamiento irreal, buscando una luz coloreada de orígenes diversos, tanto una fría luz de luna como una cálida luz de fuego.[177]​ El manierismo rompió con la plena luz renacentista al introducir escenas nocturnas con intensos juegos cromáticos entre luces y sombras y un ritmo dinámico alejado de la armonía renacentista.[178]​ La luz manierista, en contraposición al clasicismo renacentista, asumió una función más expresiva, con un origen natural pero un tratamiento irreal, un factor desarticulador del equilibrio clasicista, como se percibe en la obra de Pontormo, Rosso o Beccafumi.[179]

En el manierismo se rompió el esquema óptico renacentista de luz y sombra, al suprimir la relación visual entre la fuente de luz y las partes iluminadas del cuadro, así como en los pasos intermedios de gradación. El resultado fueron fuertes contrastes de colorido y claroscuro, y un aspecto artificioso y refulgente de las partes iluminadas, independizadas de la fuente de luz.[104]

A caballo entre el clasicismo renacentista y el manierismo se sitúa la obra de Miguel Ángel, uno de los más renombrados artistas de talla universal. Su utilización de la luz fue en general con criterios plásticos, pero en ocasiones la utilizó como recurso dramático, especialmente en sus frescos de la Capilla Paulina: Crucifixión de san Pedro y Conversión de San Pablo (1549). Situados en paredes contrapuestas, el artista valoró la entrada de la luz natural en la capilla, que iluminaba una de las paredes y dejaba la otra en la penumbra: en la parte más oscura situó la Crucifixión, un tema más adecuado para la ausencia de luz, lo que enfatiza la tragedia de la escena, intensificada en su aspecto simbólico por la mortecina luz del atardecer que se percibe en el horizonte; en cambio, la Conversión recibe la luz natural, pero al tiempo la composición pictórica tiene más luminosidad, especialmente por el potente rayo de luz que sale de la mano de Cristo y se proyecto sobre la figura de Saulo, que gracias a esta intervención divina se convierte al cristianismo.[180]

 
Pentecostés (1546), de Tiziano, Santa Maria della Salute, Venecia

Otro referente del manierismo fue Correggio, el primer artista —según Vasari— en aplicar un tono oscuro en contraposición a la luz para producir efectos de profundidad, al tiempo que desarrollaba de forma magistral el esfumado leonardesco a través de luces difusas y degradados. En su obra La Natividad (1522, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde) fue el primero en mostrar el nacimiento de Jesús como un «milagro de luz», una asimilación que sería habitual desde entonces.[181]​ En La Asunción de la Virgen (1526-1530), pintada en la cúpula de la catedral de Parma, creó un efecto ilusionista con figuras vistas desde abajo (sotto in sù) que sería antecedente del ilusionismo óptico barroco; en esta obra destacan los sutiles matices de sus carnaciones, así como el lumínico rompimiento de gloria de su parte superior.[182]

Jacopo Pontormo, discípulo de Leonardo, desarrolló un estilo fuertemente emotivo, dinámico y con irreales efectos de espacio y escala, en el que se vislumbra un gran dominio del color y la luz, aplicado por manchas de color, especialmente el rojo.[183]Domenico Beccafumi destacó por su colorismo, su fantasía y sus insólitos efectos lumínicos, como en El nacimiento de la Virgen (1543, Pinacoteca Nacional de Siena).[184]Rosso Fiorentino también desarrolló un colorido insólito y unos fantasiosos juegos de luces y sombras, como en su Descendimiento de Cristo (1521, Pinacoteca Comunale de Volterra).[185]Luca Cambiasso mostró un gran interés por la iluminación nocturna, por lo que se le considera un antecedente del tenebrismo.[186]Bernardino Luini, discípulo de Leonardo, mostró en la Virgen del rosal (c. 1525-1530, Pinacoteca de Brera) un tratamiento leonardesco de la luz.[187]

Junto a este manierismo más caprichoso surgió en Venecia una escuela de estilo más sereno que destacó por el tratamiento de la luz, que subordinó la forma plástica a los valores lumínicos, como se aprecia en la obra de Giorgione, Tiziano, Tintoretto y Veronese.[100]​ En esta escuela se funden la luz y el color, y la perspectiva lineal renacentista se sustituye por la perspectiva aérea, cuya utilización culminará en el Barroco.[188]​ La técnica empleada por estos pintores venecianos se denomina «tonalismo»: consistía en la superposición de veladuras para formar la imagen mediante la modulación del color y la luz, que son armonizados a través de relaciones de tono modulándolos en un espacio de apariencia verosímil. El color asume la función de luz y sombra, y son las relaciones cromáticas las que realizan los efectos de volumen. En esta modalidad, el tono cromático depende de la intensidad de la luz y la sombra (el valor del color).[189]

Giorgione llevó a Venecia la influencia leonardesca. Fue un artista original, uno de los primeros especializados en cuadros de gabinete para coleccionistas privados, y el primero en subordinar el tema de la obra a la evocación de estados de ánimo. Vasari lo consideraba, junto a Leonardo, uno de los fundadores de la «pintura moderna».[190]​ Gran innovador, reformuló la pintura de paisaje tanto en composición como en iconografía, con imágenes concebidas en profundidad con una cuidadosa modulación de los valores cromáticos y lumínicos, como se denota en una de sus obras maestras, La tempestad (1508, Gallerie dell'Accademia, Venecia).[191]

Tiziano fue un virtuoso en la recreación de atmósferas vibrantes con sutiles matices de luz logrados con infinitas variaciones conseguidas tras un estudio minucioso de la realidad y un hábil manejo de los pinceles que demostraba una gran maestría técnica.[192]​ En su Pentecostés (1546, Santa Maria della Salute, Venecia) hizo brotar de la paloma que representa el Espíritu Santo unos rayos de luz que acaban en lenguas de fuego sobre las cabezas de la Virgen y los apóstoles, con unos sorprendentes efectos lumínicos que resultaron innovadores para su época.[193]​ Esta investigación evolucionó paulatinamente a unos efectos cada vez de mayor dramatismo, dando más énfasis a la iluminación artificial, como se aprecia en El martirio de san Lorenzo (1558, iglesia de los Jesuitas, Venecia), donde combina la luz de las antorchas y del fuego de la parrilla donde es martirizado el santo con el efecto sobrenatural de un potente relámpago de luz divina en el cielo que se proyecta sobre la figura del santo. Esta experimentación lumínica influyó en la obra de artistas como Veronese, Tintoretto, Jacopo Bassano y El Greco.[194]

Tintoretto gustaba de pintar encerrado en su taller con las ventanas cerradas a la luz de velas y antorchas, por lo que a sus cuadros se les suele denominar di notte e di fuoco («de noche y de fuego»). En sus obras, de profundas atmósferas, con figuras delgadas y verticales, destacan los efectos violentos de luces artificiales, con fuertes claroscuros y efectos fosforescentes. Estos efectos lumínicos fueron adoptados por otros miembros de la escuela veneciana como los Bassano (Jacopo, Leandro y Francesco), así como por los llamados «iluministas lombardos» (Giovanni Girolamo Savoldo, Moretto da Brescia), al tiempo que influirían en El Greco y en el tenebrismo barroco.[195]

Otro artista enmarcado en la pintura di notte e di fuoco fue Jacopo Bassano, cuyas luces de incidencia indirecta influyeron en el naturalismo barroco. En obras como Cristo en casa de María, Marta y Lázaro (c. 1577, Museo de Bellas Artes de Houston), combinó luces naturales y artificiales con sorprendentes efectos lumínicos.[196]

Por su parte, Paolo Veronese fue heredero del luminismo de Giovanni Bellini y Vittore Carpaccio, en escenas de arquitectura palladiana con luces densas de tipo matinal, doradas y cálidas, sin sombras destacadas, enfatizando los brillos de telas y joyas.[197]​ En Alegoría de la batalla de Lepanto (1571) dividió la escena en dos mitades, la batalla abajo y la Virgen con los santos que piden su favor para la batalla en la parte superior, donde se sitúan unos ángeles que lanzan rayos hacia la contienda, creando unos espectaculares efectos lumínicos.[198]

Fuera de Italia cabe destacar la obra de Pieter Brueghel el Viejo, autor de escenas costumbistas y paisajes que denotan una gran sensibilidad hacia la naturaleza. En algunas de sus obras se denota la influencia de El Bosco por sus luces de fuegos y de efectos fantásticos, como en El triunfo de la Muerte (c. 1562, Museo del Prado, Madrid). En algunos de sus paisajes añadió el sol como fuente directa de luminosidad, como el sol amarillo de Los proverbios flamencos (1559, Staatliche Museen, Berlín), el sol rojo invernal del Censo en Belén (1556, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas) o el sol vespertino de Paisaje con la caída de Ícaro (c. 1558, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas).[199]

En España trabajó en este período El Greco, un pintor singular que desarrolló un estilo individual, marcado por la influencia de la escuela veneciana, ciudad donde residió un tiempo, así como de Miguel Ángel, del que tomó su concepción de la figura humana. En la obra del Greco la luz se impone siempre a las sombras, como un claro simbolismo de la preeminencia de la fe sobre la incredulidad.[200]​ En una de sus primeras obras toledanas, el Expolio para la sacristía de la catedral de Toledo (1577), una luz cenital ilumina la figura de Jesús centrándose en su rostro, que se convierte en el foco de luz del cuadro.[200]​ En la Trinidad de la iglesia de Santo Domingo el Antiguo (1577-1580) introdujo una deslumbrante luz de Gloria de un intenso amarillo dorado.[201]​ En El martirio de San Mauricio (1580-1582, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) creó dos ámbitos de luz diferenciada: la natural que rodea a los personajes terrenales y la del rompimiento de gloria en el cielo surcado de ángeles.[202]​ Entre sus últimas obras destaca La adoración de los pastores (1612-1613, Museo del Prado, Madrid), donde el foco de luz es el Niño Jesús, que irradia su luminosidad alrededor produciendo unos efectos fosforescentes de fuerte cromatismo y luminosidad.[203]

La iluminación del Greco evolucionó desde la luz procedente de un punto determinado —o bien de forma difusa— de la escuela veneciana a una luz enraizada en el arte bizantino, en que se iluminan las figuras sin un foco de luz concreto ni siquiera una luz difusa. Es una luz no natural, que puede venir de múltiples focos o de ninguno, una luz arbitraria y desigual que produce efectos alucinantes.[204]​ El Greco tenía una concepción plástica de la luz: su ejecución iba de los tonos oscuros a los claros, aplicando finalmente toques de blanco que creaban efectos de brillo. El aspecto refulgente de sus obras lo conseguía mediante veladuras, mientras que los blancos los acababa con aplicaciones casi en seco. Su luz es mística, subjetiva, de aspecto casi espectral, con gusto por los brillos fulgurantes y los reflejos incandescentes.[104]

Barroco

En el siglo XVII surgió el Barroco, un estilo más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto.[205]​ La pintura barroca tuvo un marcado acento diferenciador geográfico, ya que su desarrollo se produjo por países, en diversas escuelas nacionales cada una con un sello distintivo. Sin embargo, se percibe una influencia común proveniente nuevamente de Italia, donde surgieron dos tendencias contrapuestas: el naturalismo (también llamado caravagismo), basado en la imitación de la realidad natural, con cierto gusto por el claroscuro —el llamado tenebrismo—; y el clasicismo, que es igual de realista pero con un concepto de la realidad más intelectual e idealizado. Posteriormente, en el llamado «pleno barroco» (segunda mitad del siglo XVII y principios del xviii), la pintura evolucionó a un estilo más decorativo, con predominio de la pintura mural y cierta predilección por los efectos ópticos (trompe-l'œil) y las escenografías lujosas y exuberantes.[206]

Durante este período se efectuaron numerosos estudios científicos sobre la luz (Johannes Kepler, Francesco Maria Grimaldi, Isaac Newton, Christiaan Huygens, Robert Boyle), que influyeron en su representación pictórica.[122]​ Newton demostró que el color proviene del espectro de la luz blanca y diseñó el primer círculo cromático que mostraba las relaciones entre colores.[207]​ En este período se llegó al grado máximo de perfección en la representación pictórica de la luz y se diluyó la forma táctil en favor de una mayor impresión visual, conseguida al dar mayor importancia a la luz, perdiendo la forma la exactitud de sus contornos. En el Barroco se estudió por primera vez la luz como sistema de composición, articulándola como elemento regulador del cuadro: la luz cumple varias funciones, como la simbólica, de modelado y de iluminación, y comienza a ser dirigida como elemento enfático, selectivo de la parte del cuadro que se desea destacar, por lo que cobra mayor importancia la luz artificial, que puede ser manipulada a la libre voluntad del artista. Se abandonó la luz sacra (nimbos, aureolas) y se empleó exclusivamente la luz natural, aun como elemento simbólico. Por otro lado, se empezó a distinguir la luz de diversas horas del día (matinal, crepuscular). La iluminación se concebía como una unidad lumínica, en contraposición a las múltiples fuentes de luz renacentista; en el Barroco pueden haber varias fuentes, pero se circunscriben a un sentido global y unitario de la obra.[104]

En el Barroco se puso de moda el género del nocturno, que supone una especial dificultad en cuanto a la representación de la luz, debido a la ausencia de la luz diurna, por lo que en numerosas ocasiones se tuvo que recurrir al claroscuro y a los efectos lumínicos procedentes de la luz artificial, mientras que la luz natural debía proceder de la luna o las estrellas. Para la luz artificial se solían emplear fogatas, velas, teas, lucernas, candiles, fuegos artificiales o elementos similares. Estos focos de luz pueden ser directos o indirectos, pueden aparecer en el cuadro o iluminar la escena desde fuera.[208]

Naturalismo

Durante el Barroco resurgió el claroscuro, especialmente en el ámbito contrarreformista, como método de enfocar la visión del espectador en las partes primordiales de las pinturas religiosas, que se enfatizaban como elementos didácticos, en contraposición del «decorado pictórico» renacentista.[90]​ Una variante exacerbada del claroscuro fue el tenebrismo, una técnica basada en fuertes contrastes de luz y sombra, con un tipo de iluminación violenta, generalmente artificial, que da un mayor protagonismo a las zonas iluminadas, sobre las que sitúa un potente foco de luz dirigida. Estos efectos tienen un fuerte dramatismo, que enfatiza las escenas representadas, generalmente de tipo religioso, aunque también abundan en escenas mitológicas, bodegones o vanitas.[209]​ Uno de sus principales representantes fue Caravaggio, así como Orazio y Artemisia Gentileschi, Bartolomeo Manfredi, Carlo Saraceni, Giovanni Battista Caracciolo, Pieter van Laer (il Bamboccio), Adam Elsheimer, Gerard van Honthorst, Georges de La Tour, Valentin de Boulogne, los hermanos Le Nain y José de Ribera (lo Spagnoletto).[210]

Caravaggio fue pionero en la dramatización de la luz, en escenas situadas en interiores oscuros con fuertes focos de luz dirigida que solían enfatizar a uno o varios personajes. Con este pintor la luz adquirió un carácter estructural en la pintura, ya que junto al dibujo y el color pasaría a ser uno de sus elementos indispensables.[211]​ Recibió la influencia del claroscuro leonardesco a través de La Virgen de las rocas, que pudo contemplar en la iglesia de San Francisco el Grande de Milán.[212]​ Para Caravaggio la luz servía para configurar el espacio, controlando su dirección y su fuerza expresiva. Era consciente del poder del artista para modelar el espacio a su antojo, por lo que en la composición de una obra establecía previamente qué efectos lumínicos iba a usar, optando en general por contrastes acusados entre las figuras y el fondo, con la oscuridad como punto de partida: las figuras emergen del fondo oscuro y es la luz la que determina su posición y su protagonismo en la escena representada.[213]​ La luz caravaggiesca es conceptual, no imitativa ni simbólica, por lo que trasciende la materialidad y se convierte en algo sustancial. Es una luz proyectada y sólida, que constituye la base de su concepción espacial y se convierte en un volumen más en el espacio.[104]

 
Judit y su sirvienta con la cabeza de Holofernes (c. 1625), de Artemisia Gentileschi, Detroit Institute of Arts, Detroit

Su principal sello en la representación de la luz era la entrada de la misma en diagonal, que utilizó por primera vez en Niño con un cesto de frutas (1593-1594, Galleria Borghese, Roma).[214]​ En La buenaventura (1595-1598, Museo del Louvre, París) usó una luz dorada y cálida del atardecer, que cae directamente sobre el joven y de forma oblicua sobre la gitana.[215]​ Su madurez pictórica llegó con los lienzos para la capilla Contarelli de la iglesia de San Luigi dei Francesi de Roma (1599-1600): El martirio de san Mateo y La vocación de san Mateo. En el primero estableció una composición formada por dos diagonales definidas por los planos iluminados y las sombras que forman el volumen de las figuras, en una compleja composición cohesionada gracias a la luz, que relaciona las figuras entre sí. En el segundo, un potente haz de luz que entra en diagonal por la parte superior derecha ilumina directamente la figura de Mateo, un rayo paralelo al brazo levantado de Jesús y que parece acompañar su gesto; un postigo abierto de la ventana central corta este rayo de luz en su parte superior, dejando el lado izquierdo de la imagen en penumbra.[216]​ En obras como la Crucifixión de san Pedro y la Conversión de san Pablo (1600-1601, capilla Cerasi, Santa Maria del Popolo, Roma) la luz hace fulgurar objetos y personas, hasta el punto que se convierte en la verdadera protagonista de las obras; estas escenas están inmersas en la luz de una forma que constituye más que un simple atributo de la realidad, sino que es el medio a través del cual la realidad se manifiesta.[217]​ En la etapa final de su carrera acentuó la tensión dramática de sus obras a través de un luminismo de efectos relampagueantes, como en Siete obras de misericordia (1607, Pio Monte della Misericordia, Nápoles), un nocturno con varios focos de luz que ayudan a enfatizar los actos de misericordia representados en una acción simultánea.[218]

Artemisia Gentileschi se formó con su padre, Orazio Gentileschi, coincidiendo con los años en que Caravaggio vivió en Roma, cuya obra pudo apreciar en San Luigi dei Francesi y Santa Maria del Popolo. Su obra se encauzó en el naturalismo tenebrista, asumiendo sus rasgos más característicos: utilización expresiva de la luz y el claroscuro, dramatismo de las escenas y figuras de rotunda anatomía.[219]​ Su obra más famosa es Judit decapitando a Holofernes (dos versiones: 1612-1613, Museo Capodimonte, Nápoles; y 1620, Uffizi, Florencia), donde la luz se focaliza en Judit, su criada y el general asirio, frente a una completa oscuridad, enfatizando el drama de la escena. En los años 1630, establecida en Nápoles, su estilo adoptó un componente más clasicista, sin abandonar del todo el naturalismo, con espacios más diáfanos y atmósferas más claras y nítidas, aunque el claroscuro siguió siendo parte esencial de la composición, como medio para crear el espacio, dar volumen y expresividad a la imagen. Una de sus mejores composiciones por la complejidad de su iluminación es El nacimiento de san Juan Bautista (1630, Museo del Prado, Madrid), donde mezcla luz natural y artificial: la luz del portal de la parte superior derecha del cuadro suaviza la luz del interior de la estancia, en una «sutil transición de los valores lumínicos» —según Roberto Longhi— que sería habitual posteriormente en la pintura holandesa.[220]

Adam Elsheimer destacó por sus estudios lumínicos de la pintura de paisaje, con interés por las luces de amanecer y atardecer, así como la iluminación nocturna y los efectos atmosféricos como nieblas y brumas.[221]​ Su luz era extraña e intensa, con un aspecto de esmalte típico de la pintura alemana, en una tradición que va desde Lukas Moser hasta Albrecht Altdorfer.[222]​ Su cuadro más famoso es Huida a Egipto (1609, Alte Pinakothek, Múnich), una escena nocturna que está considerada el primer paisaje a la luz de la luna; en esta obra se aprecian cuatro fuentes de luz: la hoguera de los pastores, la antorcha que porta san José, la luna y su reflejo en el agua; también se percibe la Vía Láctea, cuya representación se puede considerar también como la primera realizada de forma naturalista.[223]

Georges de La Tour fue un magnífico intérprete de la luz artificial, generalmente luces de lámpara o bujía, con el foco visible y preciso, que solía colocar dentro de la imagen, enfatizando su aspecto dramático.[224]​ En ocasiones, para no deslumbrar, los personajes colocaban las manos delante de la vela, creando unos efectos translúcidos en la piel, que adquiría un tono rojizo, de gran realismo y que probaban su virtuosismo en plasmar la realidad.[225]​ Así como sus primeras obras denotan la influencia de un caravaggismo de origen italiano, desde su estancia en París entre 1636 y 1643 se acercó más al caravaggismo holandés, más propenso a la inclusión directa del foco de luz en la tela. Comienza así su etapa más tenebrista, con escenas de fuertes penumbras donde la luz generalmente de una vela ilumina con mayor o menor intensidad ciertas zonas del cuadro. Se distinguen en general dos tipos de composición: la fuente de luz plenamente visible (Job con su mujer, Musée Departamental des Vosges, Épinal; Mujer espulgándose, Musée Historique Lorrain, Nancy; Magdalena Terff, Museo del Louvre, París) o bien la luz tapada por un objeto o personaje, creando una iluminación de contraluz (Magdalena Fabius, colección Fabius, París; Ángel apareciéndose a san José, Musée des Beaux-Arts, Nantes; La adoración de los pastores, Museo del Louvre, París). En sus últimas obras reduce los personajes a figuras esquemáticas de aspecto geométrico, como maniquíes, para recrearse plenamente en los efectos de la luz sobre masas y superficies (El arrepentimiento de san Pedro, Museum of Art, Cleveland; El recién nacido, Musée des Beaux-Arts, Rennes; San Sebastián curado por santa Irene, iglesia parroquial de Broglie).[226]

Pese a su aspecto verosímil, la iluminación de La Tour no es plenamente naturalista, sino que está tamizada por la voluntad del artista, en todo momento imprime la cantidad deseada de luz y sombra para recrear el efecto deseado; en general, es una iluminación serena y difusa, que hace resaltar el volumen sin excesivo dramatismo. La luz sirve para unir las figuras, para resaltar la parte del cuadro que más le conviene al argumento de la obra, es una luz atemporal de carácter poético, trascendente; es la justa luz necesaria para aportar credibilidad, pero que sirve a un propósito más simbólico que realista.[227]​ Es una luz irreal, ya que ninguna vela genera una luz tan serena y difusa, una luz conceptual y estilística, que sirve únicamente a la intención compositiva del pintor.[104]

Otro caravaggista francés fue Trophime Bigot, apodado Maître à la chandelle (Maestro de la vela) por sus escenas de luz artificial, en las que mostró una gran pericia en la técnica del claroscuro.[228]

 
El sueño de Jacob (1639), de José de Ribera, Museo del Prado, Madrid

El valenciano afincado en Nápoles José de Ribera (apodado lo Spagnoletto) asumió plenamente la luz caravaggiesca, con un estilo antiidealista de pincelada pastosa y efectos de movimiento dinámicos.[229]​ Ribera asumió la iluminación tenebrista de una forma personal, tamizada por otras influencias, como el colorido veneciano o el rigor compositivo del clasicismo boloñés. En su obra temprana empleó los violentos contrastes de luces y sombras propios del tenebrismo, pero desde los años 1630 evolucionó a un mayor cromatismo y fondos más claros y diáfanos.[230]​ Frente a la pintura plana de Caravaggio, Ribera empleaba una pasta densa que otorgaba más volumen y enfatizaba los brillos.[231]​ Una de sus mejores obras, Sileno ebrio (1626, Museo de Capodimonte, Nápoles) destaca por los fogonazos de luz que alumbran a los diversos personajes, con especial énfasis en el cuerpo desnudo del sileno, iluminado por una luz plana de apariencia mórbida.[232]

Además de Ribera, en España el caravaggismo contó con la figura de Juan Bautista Maíno, un fraile dominico que fue profesor de dibujo de Felipe IV, residente en Roma entre 1598 y 1612, donde fue discípulo de Annibale Carracci; su obra destaca por el colorismo y la luminosidad, como en La adoración de los pastores (1611-1613, Museo del Prado, Madrid).[233]​ También cabe destacar la obra de los bodegonistas Juan Sánchez Cotán y Juan van der Hamen.[234]​ En general, el naturalismo español trató la luz con un sentido próximo al caravaggismo, pero con una cierta sensualidad procedente de la escuela veneciana y un detallismo de raíces flamencas.[235]Francisco de Zurbarán desarrolló un tenebrismo algo dulcificado, aunque una de sus mejores obras, San Hugo en el refectorio de los cartujos (c. 1630, Museo de Bellas Artes de Sevilla) destaca por la presencia del color blanco, con un sutil juego de luces y sombras que destaca por la multiplicidad de intensidades aplicada a cada figura y objeto.[236]

En Venecia, la pintura barroca no dio figuras tan excepcionales como en el Renacimiento y manierismo, pero en la obra de artistas como Domenico Fetti, Johann Liss y Bernardo Strozzi se percibe el luminismo vibrante y las atmósferas envolventes tan característicos de la pintura veneciana.[237]

 
El hijo pródigo (1623), de Gerard van Honthorst, Alte Pinakothek, Múnich

Las novedades caravaggistas tuvieron un especial eco en Holanda, donde surgió la denominada Escuela caravaggista de Utrecht, una serie de pintores que asumieron la descripción de la realidad y los efectos claroscuristas de Caravaggio como principios pictóricos, sobre los cuales desarrollaron un nuevo estilo basado en el cromatismo tonal y la búsqueda de nuevos esquemas de composición, dando como fruto una pintura que destaca por sus valores ópticos. Entre sus miembros se encontraban Hendrik Terbrugghen, Dirck van Baburen y Gerard van Honthorst, los tres formados en Roma. El primero asumió el repertorio temático de Caravaggio pero con un tono más edulcorado, con un dibujo nítido, un cromatismo grisáceo-plateado y una atmósfera de suave claridad lumínica. Van Baburen buscó más los efectos de plena luz que no los contrastes claroscuristas, con intensos volúmenes y contornos.[238]​ Honthorst fue un hábil realizador de escenas nocturnas, lo que le valió el apodo de Gherardo delle Notti («Gerardo de las noches»). En obras como Cristo ante el Sumo Sacerdote (1617), Natividad (1622), El hijo pródigo (1623) o La alcahueta (1625), mostró una gran maestría en el uso de la luz artificial, generalmente de velas, con una o dos fuentes de luz que iluminaban de forma desigual la escena, resaltando las partes más significativas del cuadro y dejando el resto en penumbra. De su Cristo en la columna dijo Joachim von Sandrart: «el brillo de las velas y de las luces lo ilumina todo con una naturalidad que se asemeja tanto a la vida que nunca arte alguno alcanzó cotas tales».[239]

Uno de los máximos exponentes de la utilización simbólica de la luz fue Rembrandt, artista original de fuerte sello personal, con un estilo cercano al tenebrismo pero más difuminado, sin los marcados contrastes entre luz y sombra propios de los caravaggistas, sino una penumbra más sutil y difusa.[240]​ Según Giovanni Arpino, Rembrandt «inventó la luz, no como calor, sino como valor. [...] Inventa la luz no para iluminar, sino para hacer inabordable su mundo».[241]​ En general, elaboraba imágenes donde predominaba la oscuridad, iluminada en ciertas partes de la escena por un rayo de luz cenital de connotación divina; si la luz está dentro del cuadro significa que el mundo está circunscrito a la parte iluminada y nada existe fuera de esta luz. La luz rembrandtiana es reflejo de una fuerza exterior, que incide en los objetos haciendo que irradien energía, como la retransmisión de un mensaje.[242]​ Aunque parte del tenebrismo, sus contrastes de luz y sombra no son tan tajantes como los de Caravaggio, sino que gusta más de un tipo de penumbras doradas que dan un aire misterioso a sus cuadros.[243]​ En Rembrandt la luz era algo estructural, integrada en la forma, el color y el espacio, de tal manera que desmaterializa los cuerpos y juega con la textura de los objetos. Es una luz no sujeta a las leyes físicas, que concentra generalmente en una zona del cuadro, creando una luminosidad de aspecto resplandeciente. En su obra, luz y sombra interactúan, disolviendo los contornos y deformando las formas, que se convierten en el objeto sustentante de la luz. Según Wolfgang Schöne, en Rembrandt luz y oscuridad son en realidad dos tipos de luz, una brillante y otra oscura.[104]​ Solía utilizar una tela a modo de pantalla reflectora o difusora, que regulaba a su gusto para obtener la iluminación deseada en cada escena.[244]​ Su preocupación por la luz le llevaba no solo a su estudio pictórico, sino a establecer la correcta ubicación de sus cuadros para una óptima visualización; así, en 1639 aconsejó a Constantijn Huygens la colocación de su cuadro Sansón cegado por los filisteos: «cuelgue este cuadro donde haya fuerte luz, de modo que pueda verse desde una cierta distancia, y así hará el mejor efecto».[245]​ Rembrandt también plasmó con maestría la luz en sus aguafuertes, como Los cien florines y Las tres cruces, en los que la luz es casi la protagonista de la escena.[246]

Rembrandt recogió la tradición lumínica de la escuela veneciana, al igual que su compatriota Johannes Vermeer, aunque si bien el primero destaca por sus efectos fantásticos de luz el segundo desarrolla en su obra una luminosidad de gran calidad en los tonos locales.[100]​ Vermeer imprimía a sus obras —generalmente escenas cotidianas en espacios interiores— una luminosidad pálida que creaba unos ambientes plácidos y sosegados.[246]​ Utilizaba una técnica llamada pointillé, una serie de puntos de pigmento con los que realzaba los objetos, sobre los que a menudo aplicaba una luminosidad que hacía que las superficies reflejasen la luz de una forma especial.[247]​ La luz de Vermeer suaviza los contornos sin perder la solidez de las formas, en una combinación de suavidad y precisión que pocos artistas más han logrado.[248]

 
El astrónomo (1688), de Johannes Vermeer, Museo del Louvre, París

Apodado el «pintor de la luz», Vermeer sintetizó magistralmente luz y color, supo plasmar como nadie el color de la luz. En sus obras la luz es en sí misma un color, mientras que la sombra está unida indisolublemente a la luz.[249]​ La luz de Vermeer es siempre natural, no gusta de la luz artificial, y generalmente tiene un tono cercano al amarillo limón, que junto al azul apagado y el gris claro eran los principales colores de su paleta.[250]​ Es la luz la que forma las figuras y los objetos, y en conjunción con el color es la que fija las formas. En cuanto a las sombras, están intercaladas en la luz, invirtiendo el contraste: en vez de encajar la parte luminosa del cuadro en las sombras, son estas las que se recortan en el espacio luminoso. Al contrario que en la práctica del claroscuro, en que la forma se pierde progresivamente en la penumbra, Vermeer situaba un primer plano de color oscuro para ir aumentando la intensidad tonal, que llega al cénit en la luz media; desde aquí va disolviendo el color hacia el blanco, en vez de hacia el negro como se hacía en el claroscuro.[251]​ En la obra de Vermeer el cuadro es una estructura organizada por la que circula la luz, que es absorbida y difundida por los objetos que aparecen en escena. Construye las formas gracias a la armonía entre luz y color, que es saturado, con predominio de colores puros y tonos fríos. La luz da existencia visual al espacio, que a su vez la recibe y difunde.[104]

En Vermeer, la luz no es nunca artificial: es precisa y normal como la de la naturaleza, y de una exactitud capaz de satisfacer al físico más escrupuloso. [...] Esta exactitud de la luz en Vermeer se debe a la armonía del colorido.[252]

Otros destacados pintores holandeses fueron Frans Hals y Jacob Jordaens. El primero tuvo una fase caravaggista entre 1625 y 1630, con un claro cromatismo y luminosidad difusa (El alegre bebedor, 1627-1628, Rijksmuseum, Ámsterdam; Malle Babbe, 1629-1630, Gemäldegalerie de Berlín), para evolucionar posteriormente a un estilo más sobrio, oscuro y monocromático.[253]​ Jordaens tenía un estilo caracterizado por un colorido brillante y fantástico, con fuertes contrastes de luz y sombra y una técnica de densos empastes.[254]​ Entre 1625 y 1630 tuvo un período en el que profundizó en los valores lumínicos de sus imágenes, en obras como El martirio de santa Apolonia (1628, iglesia de San Agustín, Amberes) o La fecundidad de la tierra (1630, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas).[255]

 
Retrato de James Stuart, duque de Lennox y Richmond (1692-1696), de Godfried Schalcken, Leiden Collection, Nueva York

Cabe mencionar también a Godfried Schalcken, un discípulo de Gerard Dou que trabajó además de en su país natal en Inglaterra y Alemania. Excelente retratista, en muchas de sus obras empleó una luz artificial de velas o bujías, de influencia rembrandtiana, como en el Retrato de Guillermo III (1692-1697, Rijksmuseum, Ámterdam), el Retrato de James Stuart, duque de Lennox y Richmond (1692-1696, Leiden Collection, Nueva York), Joven y mujer estudiando una estatua de Venus a la luz de la lámpara (c. 1690, Leiden Collection, Nueva York) o Anciano leyendo a la luz de una vela (c. 1700, Museo del Prado, Madrid).[256]

 
Vista de Dordrecht (c. 1650), de Aelbert Cuyp, National Trust, Ascott

Un género que floreció en Holanda de manera excepcional en esta centuria fue el paisaje, el cual, entroncando con el paisajismo manierista de Pieter Brueghel el Viejo y Joos de Momper, desarrolló una nueva sensibilidad a los efectos atmosféricos y a los reflejos del sol en el agua.[257]Jan van Goyen fue su primer representante, seguido de artistas como Salomon van Ruysdael, Jacob van Ruysdael, Meindert Hobbema, Aelbert Cuyp, Jan van de Cappelle y Adriaen van de Velde.[258]​ Salomon van Ruysdael buscaba la captación atmosférica, que trataba por tonalidades, estudiando la luz de diversas horas del día.[259]​ Su sobrino Jacob van Ruysdael estaba dotado de una gran sensibilidad para la visión natural, y su carácter depresivo le llevaba a elaborar unas imágenes de gran expresividad, donde el juego de luces y sombras acentuaba el dramatismo de la escena. Su luz no es la luz saturadora y estática del Renacimiento, sino una luz en movimiento, perceptible en los efectos de luz y sombra en las nubes y sus reflejos en las llanuras, una luz que llevó a John Constable a formular una de sus lecciones sobre el arte: «recuerda que la luz y la sombra nunca están paradas».[260]​ Ayudante suyo fue Meindert Hobbema, del que se diferenció por sus contrastes cromáticos y sus vivaces efectos lumínicos, que traslucen una cierta nerviosidad de trazo.[261]​ Aelbert Cuyp utilizó una paleta mucho más clara que sus compatriotas, con una luz más cálida y dorada, probablemente por influencia del «paisaje italianizante» de Jan Both. Destacó por sus efectos atmosféricos, por el detallismo de los reflejos de luz sobre los objetos o los elementos del paisaje, por el uso de sombras alargadas y por la utilización de los rayos del sol en diagonal y a contraluz, en consonancia con las novedades estilísticas producidas en Italia, especialmente en torno a la figura de Claudio de Lorena.[262]

Otro género que floreció en Holanda fue el bodegón. Uno de sus mejores representantes fue Willem Kalf, autor de unas naturalezas muertas de gran precisión en el detalle, que combinaban flores, frutas y otros alimentos con diversos objetos generalmente de lujo, como jarrones, alfombras turcas y cuencos de porcelana china, en los que destacan sus juegos de luces y sombras y los reflejos brillantes en las superficies metálicas y cristalinas.[263]

Clasicismo y pleno Barroco

El clasicismo surgió en Bolonia, en torno a la denominada Escuela boloñesa, iniciada por los hermanos Annibale y Agostino Carracci. Esta tendencia suponía una reacción contra el manierismo que buscaba una representación idealizada de la naturaleza, representándola no como es, sino como debería ser. Perseguía como único objetivo la belleza ideal, para lo que se inspiraron en al arte clásico grecorromano y el arte renacentista. Este ideal encontró un tema idóneo de representación en el paisaje, así como en temas históricos y mitológicos. Además de los hermanos Carracci destacaron: Guido Reni, Domenichino, Francesco Albani, Guercino y Giovanni Lanfranco.[264]

En la corriente clasicista, la utilización de la luz es primordial en la composición del cuadro, aunque con ligeros matices según el artista: desde los Incamminati y la Academia de Bolonia (hermanos Carracci), el clasicismo italiano se escindió en varias corrientes: una se encaminó más hacia el decorativismo, con la utilización de tonos claros y superficies brillantes, donde la iluminación se articula en grandes espacios luminosos (Guido Reni, Lanfranco, Guercino); otra se especializó en el paisajismo y, partiendo de la influencia carracciana —principalmente los frescos del Palazzo Aldobrandini—, se desarrolló en dos líneas paralelas: la primera se centró más en la composición de corte clásico, con un cierto carácter escenográfico en la disposición de paisajes y figuras (Poussin, Domenichino); la otra está representada por Claudio de Lorena, con un componente más lírico y mayor preocupación por la representación de la luz, no solo como factor plástico sino como elemento aglutinador de una concepción armónica de la obra.[104]

Claudio de Lorena fue uno de los pintores barrocos que mejor supo representar la luz en sus obras, a la que otorgaba una importancia primordial a la hora de concebir el cuadro: la composición lumínica servía en primer lugar como factor plástico, al ser la base con la que organizaba la composición, con la que creaba el espacio y el tiempo, con la que articulaba las figuras, las arquitecturas, los elementos de la naturaleza; en segundo lugar, era un factor estético, al destacar la luz como principal elemento sensible, como el medio que atrae y envuelve al espectador y lo conduce a un mundo de ensueño, un mundo de ideal perfección recreado por el ambiente de total serenidad y placidez que Claudio creaba con su luz.[265]​ La de Lorena era una luz directa y natural, proveniente del sol, que situaba en medio de la escena, en amaneceres o atardeceres que iluminaban con suavidad todas las partes del cuadro, en ocasiones situando en determinadas zonas intensos contrastes de luces y sombras, o contraluces que incidían sobre determinado elemento para enfatizarlo.[266]​ El artista lorenés destacaba el color y la luz sobre la descripción material de los elementos, lo que antecede en buena medida a las investigaciones lumínicas del impresionismo.[267]

La captación de la luz por Lorena no tiene parangón en ninguno de sus contemporáneos: en los paisajes de Rembrandt o de Ruysdael la luz tiene efectos más dramáticos, agujereando las nubes o fluyendo en rayos oblicuos u horizontales, pero de forma dirigida, cuya fuente puede localizarse fácilmente. En cambio, la luz de Claudio es serena, difusa; al contrario que los artistas de su época, le otorga mayor relevancia si es necesario optar por una determinada solución estilística.[268]​ En numerosas ocasiones utiliza la línea del horizonte como punto de fuga, disponiendo en ese lugar un foco de claridad que atrae al espectador, por cuanto esa luminosidad casi cegadora actúa de elemento focalizador que acerca el fondo al primer plano.[269]​ La luz se difunde desde el fondo del cuadro y, al expandirse, basta por sí sola para crear sensación de profundidad, difuminando los contornos y degradando los colores para crear el espacio del cuadro.[270]​ Lorena prefiere la luz serena y plácida del sol, directa o indirecta, pero siempre a través de una iluminación suave y uniforme, evitando efectos sensacionales como claros de luna, arco iris o tempestades, que sin embargo usaban otros paisajistas de su época. Su referente básico en la utilización de la luz es Elsheimer, pero se diferencia de este en la elección de las fuentes lumínicas y de los horarios representados: el artista alemán prefería los efectos de luz excepcionales, los ambientes nocturnos, la luz de la luna o del crepúsculo; en cambio, Claudio prefiere ambientes más naturales, una luz límpida del amanecer o la refulgencia de un cálido atardecer.[270]

 
Los milagros de san Francisco Javier (1617-1618), de Peter Paul Rubens, Kunsthistorisches Museum, Viena

En otro orden de cosas, el flamenco Peter Paul Rubens representa la serenidad frente al dramatismo tenebrista. En su obra destacan los temas mitológicos —aunque fue autor también de numerosas obras de tema religioso—, en los que muestra un ideal estético de belleza femenina de figuras robustas y carnal sensualidad, con cierto sentimiento de pureza natural que proporciona a sus lienzos una especie de candidez ensoñadora, una visión optimista e integradora de la relación del hombre con la naturaleza. Fue un maestro en encontrar la tonalidad precisa para las carnaciones de la piel, así como sus diferentes texturas y las múltiples variantes de los efectos del brillo y los reflejos de la luz sobre la carne.[271]​ Rubens conocía a fondo las distintas técnicas y tradiciones relacionadas con la luz, con lo que supo asimilar tanto la luz tornasolada manierista como la luz focal tenebrista, luces internas y externas al cuadro, luces homogéneas y dispersas. En su obra la luz sirve como elemento organizador de la composición, de tal forma que aglutina todas las figuras y objetos en una masa unitaria de la misma intensidad lumínica, con diversos sistemas compositivos, ya sea con iluminación central, diagonal o combinando una luz en primer término con otra de fondo.[104]​ En sus inicios recibió la influencia del claroscuro caravaggista, pero desde 1615 buscó una mayor luminosidad basada en la tradición de la pintura flamenca, por lo que acentuó los tonos claros y marcó más los contornos.[272]​ Sus imágenes destacan por su sinuoso movimiento, con unas atmósferas construidas con potentes luces que ayudaban a organizar el desarrollo de la acción, aunando la tradición flamenca con el colorido veneciano que aprendió en sus viajes a Italia.[273]​ Quizá donde experimentó más en el uso de la luz fue en sus paisajes, realizados la mayoría en su vejez, cuyo uso del color y la luz de ágil y vibrante pincelada influyó en Velázquez y otros pintores de su tiempo, como Jordaens y Van Dyck, y en artistas de épocas posteriores como Jean-Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, Eugène Delacroix y Pierre-Auguste Renoir.[274]

Diego Velázquez fue sin duda el artista de mayor genio de la época en España, y de los de más renombre a nivel internacional. En la evolución de su estilo se percibe un profundo estudio de la iluminación pictórica, de los efectos de luz tanto en los objetos como en el medio ambiente, con los que alcanza cotas de gran realismo en la representación de sus escenas, que sin embargo no está exento de un aire de idealización clásica, que muestra un claro trasfondo intelectual que para el artista era una reivindicación del oficio de pintor como actividad creativa y elevada.[275]​ Velázquez fue el artífice de un espacio-luz en que la atmósfera es una materia diáfana llena de luz, que se distribuye libremente por un espacio continuo, sin divisiones de planos, de tal forma que la luz impregna los fondos, que adquieren vitalidad y quedan tan resaltados como el primer plano. Es un mundo de captación instantánea, ajeno a la realidad tangible, en que la luz genera un efecto dinámico que diluye los contornos, lo que junto al efecto vibratorio de los planos de luz cambiantes produce una sensación de movimiento. Por lo general alternaba zonas de luz y sombra, originando una estratificación paralela del espacio. En ocasiones llegó a efectuar una atomización de las zonas de luz y sombra en pequeños corpúsculos, con lo que fue un precedente del impresionismo.[104]

 
Gloria de san Ignacio de Loyola (1691-1694), de Andrea Pozzo, iglesia de San Ignacio, Roma

En su juventud recibió la influencia de Caravaggio, para evolucionar posteriormente a una luz más diáfana, como demuestra en sus dos cuadros sobre la Villa Médicis, en que la luz se filtra a través de los árboles.[276]​ A lo largo de su carrera alcanzó una gran maestría en la plasmación de un tipo de luz de origen atmosférico, de la irradiación de la luz y la vibración cromática, con una técnica fluida que apuntaba las formas más que definirlas, con lo que lograba una visión de la realidad desmaterializada pero verídica, una realidad que trasciende la materia y se enmarca en el mundo de las ideas.[277]​ Tras el tenebrismo de factura lisa y dibujo preciso de su primera etapa sevillana (Vieja friendo huevos, 1618, Galería Nacional de Escocia, Edimburgo; El aguador de Sevilla, 1620, Apsley House, Londres), su llegada a la corte madrileña señaló un cambio estilístico influido por Rubens y la escuela veneciana —cuya obra pudo estudiar en las colecciones reales—, con pincelada más suelta y volúmenes blandos, aunque manteniendo un tono realista derivado de su etapa juvenil. Por último, tras su viaje a Italia entre 1629 y 1631, alcanzó su estilo definitivo, en que sintetizó las múltiples influencias recibidas, con una técnica fluida de pincelada pastosa y gran riqueza cromática, como se percibe en La fragua de Vulcano (1631, Museo del Prado, Madrid). La rendición de Breda (1635, Museo del Prado, Madrid) supuso un primer hito en su dominio de la luz atmosférica, donde el color y la luminosidad logran un protagonismo acentuado. En obras como Pablo de Valladolid (1633, Museo del Prado, Madrid), logró definir el espacio sin ningún referente geométrico, tan solo con luces y sombras.[278]​ El artista sevillano fue un maestro en recrear la atmósfera de los espacios cerrados, como demuestra en Las Meninas (1656, Museo del Prado, Madrid), donde colocó varios focos de luz: la que entra por la ventana e ilumina las figuras de la infanta y sus damas de compañía, la de la ventana posterior que resplandece alrededor del colgadero de la lámpara y la que entra por la puerta del fondo.[279]​ En esta obra construyó un espacio verosímil definiendo o diluyendo las formas conforme a la utilización de la luz y la matización del colorido, en un alarde de virtuosismo técnico que ha llevado a la consideración del lienzo como una de las obras cumbre de la historia de la pintura.[280]​ De manera similar logró estructurar el espacio y las formas mediante planos lumínicos en Las hilanderas (1657, Museo del Prado, Madrid).[281]​ De Las Meninas escribió Jonathan Brown:

A medida que invade la estancia, la luz se va difundiendo de manera irregular sobre las diversas superficies. El espejo brilla con luz trémula y plateada y ofrece una imagen más clara que la de los grandes y apagados lienzos que cuelgan sobre él. De la ventana medio cerrada que se abre en el último tramo escapa un retazo de luz, que forma un pozo de luminosidad en torno al gancho de la lámpara situado en la parte posterior del techo. Y después, en el plano del fondo, se incluye una nueva fuente de luz que ilumina a la figura de la puerta; de ella surge, fino como un haz, un rayo que atraviesa veloz el suelo de la habitación por debajo del espejo. La ilusión de espacio y volumen se hace así irresistiblemente palpable.[282]

Otro destacado pintor barroco español fue Bartolomé Esteban Murillo, uno de cuyos temas predilectos fue el de la Inmaculada Concepción, del que realizó varias versiones, generalmente con la figura de la Virgen dentro de una atmósfera de luz dorada símbolo de la divinidad. Por lo general, utilizaba unos colores translúcidos aplicados en finas capas, con una apariencia casi de acuarela, un procedimiento que denota la influencia de la pintura veneciana.[283]​ Tras una etapa juvenil de influencia tenebrista, en su obra madura rechazó el dramatismo claroscurista y desarrolló una serena luminosidad que se mostraba en todo su esplendor en sus característicos rompimientos de gloria, de rico cromatismo y suave luminosidad.[284]

El último período de este estilo fue el llamado «pleno barroco» (segunda mitad del siglo XVII y principios del xviii), un estilo decorativo en que se intensificó el carácter ilusionista, teatral y escenográfico de la pintura barroca, con predominio de la pintura mural —especialmente en techos—, en el que destacaron Pietro da Cortona, Andrea Pozzo, Giovanni Battista Gaulli (il Baciccio), Luca Giordano y Charles Le Brun. En obras como el techo de la iglesia del Gesù, de Gaulli, o el Palacio Barberini, de Cortona, es «donde la capacidad para combinar la luz y la oscuridad extremas en una pintura se llevó al límite», según John Gage, a lo que añade que «el decorador barroco no solo introdujo en la pintura los contrastes entre oscuridad y claridad extremas, sino también una cuidadosa gradación entre ambas».[285]​ De Andrea Pozzo cabe destacar la Gloria de san Ignacio de Loyola (1691-1694), en el techo de la iglesia de San Ignacio de Roma, una escena llena de luz celestial en la que Cristo envía un rayo de luz al corazón del santo, que a su vez lo desvía en cuatro haces de luz dirigidos hacia los cuatro continentes.[286]​ En España fueron exponentes de este estilo Francisco de Herrera el Mozo, Juan Carreño de Miranda, Claudio Coello y Francisco Ricci.[287]

Desde Caravaggio hasta el último cuadro de Velázquez —que es el punto de arribada— la historia de la pintura es el gran viaje al país de la luz, de la luz efectiva que alumbra el mundo en que vivimos.[288]

Siglo XVIII

 
Un filósofo da una lección sobre el planetario de mesa (1766), de Joseph Wright, Derby Museum and Art Gallery, Derby

El siglo XVIII fue apodado el «Siglo de las luces», al ser el período en que surgió la Ilustración, un movimiento filosófico que defendía la razón y la ciencia frente al dogmatismo religioso. El arte osciló entre la exuberancia tardobarroca del rococó y la sobriedad neoclasicista, entre la artificiosidad y el naturalismo. Comenzó a producirse cierta autonomía del hecho artístico: el arte se alejó de la religión y de la representación del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista, y se centró más en las cualidades sensibles de la obra que no en su significado.[289]

En esta centuria se crearon la mayoría de academias nacionales de arte, unas instituciones encargadas de preservar el arte como fenómeno cultural, de reglamentar su estudio y su conservación y de promocionarlo mediante exposiciones y concursos; originalmente, servían también como centros de formación de artistas, aunque con el tiempo perdieron esta función, traspasada a instituciones privadas. Tras la Académie Royal d'Art, fundada en París en 1648, en este siglo se crearon la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1744), la Academia Rusa de Artes de San Petersburgo (1757), la Royal Academy of Arts de Londres (1768), etc. Las academias de arte favorecieron un estilo de corte clásico y tipo canónico —el academicismo—, a menudo criticado por su conservadurismo, especialmente por los movimientos de vanguardia que surgieron entre los siglos xix y xx.[290]

 
Dios padre en su gloria (1716), de Antoine Coypel, capilla del Palacio de Versalles

Durante este período, en que la ciencia fue cobrando un mayor interés para eruditos y público en general, se realizaron numerosos estudios de óptica. En especial, se profundizó en el estudio de la sombra y surgió la esciografía como la ciencia que estudia la perspectiva y representación bidimensional de las formas producidas por las sombras.[291]​ Claude-Nicolas Lecat escribió en 1767: «el arte de dibujar prueba que la sola gradación de la sombra, sus distribuciones y sus matices con la luz simple, bastan para formar las imágenes de todos los objetos».[291]​ En la entrada sobre la sombra de L'Encyclopédie, el magno proyecto de Diderot y d'Alembert, se diferencia entre varios tipos de sombras: «inherente», la propia del objeto; «arrojada», la que se proyecta sobre otra superficie; «proyectada», la resultante de la interposición de un sólido entre una superficie y la fuente de luz; «sombreado ladeado», cuando el ángulo se halla en el eje vertical; «sombreado inclinado», cuando se encuentra en el eje horizontal. También codificaba las fuentes de luz como «puntuales», «luz ambiente» y «extensas»; las primeras producen sombras de bordes recortados, la luz ambiente no produce sombra y la extensa unas sombras poco recortadas divididas en dos áreas: «umbra», la zona oscurecida del área donde se halla la fuente de luz; y «penumbra», la parte oscurecida del borde de una sola proporción del área de luz.[291]

En este siglo se escribieron igualmente diversos tratados de pintura en que se estudiaba con profundidad la representación de la luz y la sombra, como los de Claude-Henri Watelet (L'Art de peindre, poème, avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture, 1760) y Francesco Algarotti (Saggio sopra la pittura, 1764).[122]Pierre-Henri de Valenciennes (Élémens de perspective pratique, a l'usage des artistes, suivis de réflexions et conseils à un élève sur la peinture, et particulièrement sur le genre du paysage, 1799) realizó diversos estudios sobre la plasmación de la luz a diversas horas del día, y consignó los diversos factores que inciden en los distintos tipos de luz en la atmósfera, desde la rotación de la Tierra hasta el grado de humedad en el ambiente y las diversas características reflectantes de un lugar concreto. Aconsejó a sus alumnos pintar un mismo paisaje a diversas horas y recomendó especialmente cuatro momentos distintivos del día: la mañana, caracterizada por el frescor; el mediodía, con su sol cegador; el crepúsculo y su horizonte ardiente; y la noche con los efectos plácidos de la luz de luna.[292]Acisclo Antonio Palomino, en El Museo Pictórico y Escala Óptica (1715-1724), expuso que la luz es «el alma y vida de todo lo visible» y que «es en la pintura la que da tal extensión a la vista que no solo ve lo físico y real sino lo aparente y fingido, persuadiendo cuerpos, distancias y bultos con la elegante disposición del claro y oscuro, sombras y luces».[288]

 
El pestillo (1777), de Jean-Honoré Fragonard, Museo del Louvre, París

El rococó supuso la pervivencia de las principales manifestaciones artísticas del Barroco, con un sentido más enfatizado de la decoración y el gusto ornamental, que fueron llevados a un paroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia. La pintura rococó tuvo un especial referente en Francia, en las escenas cortesanas de Jean-Antoine Watteau, François Boucher y Jean-Honoré Fragonard. Los pintores rococó preferían escenas iluminadas a plena luz del día o coloridos amaneceres y puestas de sol.[122]​ Watteau fue el pintor de la fête galante, de las escenas cortesanas ambientadas en paisajes bucólicos, un tipo de paisaje umbroso de herencia flamenca. Boucher, admirador de Correggio, se especializó en el desnudo femenino, con un estilo suave y delicado en el que la luz enfatiza la placidez de las escenas, generalmente mitológicas. Fragonard tenía un estilo sentimental de técnica libre, con el que elaboró escenas galantes de cierta frivolidad.[293]​ En el género del bodegón destacó Jean-Baptiste-Siméon Chardin, un virtuoso en la creación de atmósferas y efectos de luz sobre los objetos y las superficies, generalmente con una luz suave y cálida lograda mediante veladuras y esfumados, con la que conseguía ambientes intimistas de sombras profundas y suaves degradados.[294]

 
Capricho con pórtico y zaguán (1765), de Canaletto, Galería de la Academia de Venecia

En esta centuria uno de los movimientos más preocupados por los efectos de luz fue el vedutismo veneciano, un género de vistas urbanas que describían con minuciosidad los canales, monumentos y lugares más típicos de Venecia, solos o con la presencia de la figura humana, generalmente de pequeño tamaño y en grandes grupos de gente. La veduta suele estar compuesta de amplias perspectivas, con una distribución de los elementos cercana a la escenografía y con una cuidada utilización de la luz, que recoge toda la tradición de la representación atmosférica desde el sfumato de Leonardo y las gamas cromáticas de amaneceres y atardeceres de Claudio de Lorena.[295]​ Destaca la obra de Canaletto, cuyos sublimes paisajes de la villa adriática plasmaron con gran precisión la atmósfera de la ciudad suspendida sobre el agua. La gran precisión y detallismo de sus obras se debía en buena parte al uso de la cámara oscura, un antecedente de la fotografía.[296]​ Otro destacado representante fue Francesco Guardi, interesado por los efectos de chisporroteo de la luz en el agua y el ambiente veneciano, con una técnica de toque ligero precursora del impresionismo.[297]

 
Calma en un puerto mediterráneo (1770), de Claude Joseph Vernet, The Getty Center, Los Ángeles

El género del paisaje continuó con la experimentación naturalista iniciada en el Barroco en los Países Bajos. Otro referente fue Claudio de Lorena, cuyo influjo se dejó sentir especialmente en Inglaterra. El paisaje dieciochesco incorporó los conceptos estéticos de lo pintoresco y lo sublime, lo que otorgó una mayor autonomía al género. Uno de los primeros exponentes fue el pintor francés afincado en España Michel-Ange Houasse, quien inició un nuevo modo de entender el papel de la luz en el paisaje: además de iluminarlo, la luz «construye» el paisaje, lo configura y le da consistencia, y determina la visión de la obra, ya que la variación de factores que intervienen implica un determinado punto de vista concreto y particular.[298]Claude Joseph Vernet se especializó en marinas, a menudo realizadas en ambientes nocturnos a la luz de la luna. Recibió la influencia de Claudio de Lorena y Salvator Rosa, de los que heredó el concepto de un paisaje idealizado y sentimental.[299]​ El mismo tipo de paisaje desarrolló Hubert Robert, con mayor interés por el pintoresquismo, lo que se denota por su interés en las ruinas, que sirven de escenario a numerosas de sus obras.[300]

El paisajismo destacó también en Inglaterra, donde se sintió mayormente el influjo de Claudio de Lorena, hasta el punto que determinó en buena medida la planimetría del jardín inglés. Aquí había un gran amor por los jardines, por lo que la pintura de paisaje era bastante cotizada, al contrario que en el continente, donde se consideraba un género menor. En esta época surgieron numerosos pintores y acuarelistas que se dedicaron a la transcripción del paisaje inglés, donde plasmaron una nueva sensibilidad hacia los efectos lumínicos y atmosféricos de la naturaleza. En este tipo de obras el principal valor artístico era la captación de la atmósfera y los clientes valoraban sobre todo una visión equiparable a la contemplación de un paisaje real. Artistas destacados fueron: Richard Wilson, Alexander Cozens, John Robert Cozens, Robert Salmon, Samuel Scott, Francis Towne y Thomas Gainsborough.[301]

 
El Vesubio en erupción, con una vista de las islas de la bahía de Nápoles (1776), de Joseph Wright of Derby, Tate Britain, Londres

Uno de los pintores dieciochescos más preocupados por la luz fue Joseph Wright of Derby, interesado por los efectos de luz artificial, que supo plasmar de forma magistral. Pasó unos años de formación en Italia, donde se interesó por los efectos de fuegos artificiales en el cielo y pintó las erupciones del Vesubio. Una de sus obras maestras es Experimento con un pájaro en una bomba de aire (1768, The National Gallery, Londres), donde coloca una potente fuente de luz en el centro que ilumina todos los personajes, acaso una metáfora de la luz de la Ilustración que ilumina por igual a todos los seres humanos. La luz procede de una vela oculta tras el frasco de cristal que sirve para realizar el experimento, cuya sombra se sitúa junto a una calavera, símbolos ambos de la fugacidad de la vida, frecuentemente empleados en las vanitas.[302]​ Wright realizó diversos cuadros con iluminación artificial, que denominaba candle light pictures («cuadros de luz de vela»), generalmente con violentos contrastes de luces y sombras. Además —y especialmente en sus cuadros de temas científicos, como el anteriormente citado o Un filósofo da una lección sobre el planetario de mesa (1766, Derby Museum and Art Gallery, Derby)—, la luz simboliza la razón y el conocimiento, en consonancia con la Ilustración, el «Siglo de las luces».[303]

 
En la forja del ancla de Söderfors. Los herreros trabajando duro (1782), de Pehr Hilleström, Museo Nacional de Estocolmo

En la transición entre los siglos xviii y xix uno de los artistas más destacados fue Francisco de Goya, que evolucionó desde un sello más o menos rococó hasta un cierto prerromanticismo, pero con una obra personal y expresiva de fuerte tono intimista. Numerosos estudiosos de su obra han destacado el uso metafórico de la luz por Goya como vencedora de las tinieblas. Para Goya, la luz representaba la razón, el conocimiento y la libertad, frente a la ignorancia, la represión y la superstición que asocia a la oscuridad.[304]​ También decía que en la pintura no veía «más que cuerpos iluminados y cuerpos que no lo están, planos que avanzan y planos que retroceden, relieves y profundidades».[288]​ El propio artista se autorretrató pintando en su estudio al contraluz de un gran ventanal que llena de luz la estancia, pero por si fuera poco lleva unas velas encendidas en su sombrero (Autorretrato en el taller, 1793-1795, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid).[305]​ Al mismo tiempo, sentía una especial predilección por los ambientes nocturnos y en numerosas de sus obras recogió una tradición iniciada con el tenebrismo caravaggista y reinterpretada de forma personal.[305]​ Según Jeannine Baticle, «Goya es el heredero fiel de la gran tradición pictórica española. En él, la sombra y la luz crean unos volúmenes poderosos construidos en el empaste, aclarados con breves trazos luminosos en los que la sutileza de los colores produce variaciones infinitas».[306]

 
El quitasol (1777), de Francisco de Goya, Museo del Prado, Madrid

Entre su primera producción, en que se encargó preferentemente de la elaboración de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, destaca por su luminosidad El quitasol (1777, Museo del Prado, Madrid), que sigue los gustos populares y castizos de moda en la corte en esa época, donde un muchacho hace sombra a una joven con un quitasol, con un intenso contraste cromático entre los tonos azulados y los dorados del reflejo de la luz.[307]​ Otras obras destacadas por sus efectos de luz atmosférica son La nevada (1786, Museo del Prado, Madrid) y La pradera de San Isidro (1788, Museo del Prado, Madrid).[308]​ Como pintor de cámara del rey destaca su retrato colectivo La familia de Carlos IV (1800, Museo del Prado, Madrid), en que parece otorgar un orden protocolario a la iluminación, desde la más potente centrada en los reyes en la parte central, pasando por la más tenue del resto de la familia hasta la penumbra en que se autorretrata el propio artista en la esquina izquierda.[309]

De su obra madura destaca Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en la Moncloa (1814, Museo del Prado, Madrid), donde sitúa la fuente de luz en un fanal situado en la parte inferior del cuadro, aunque es su reflejo en la camisa blanca de uno de los fusilados el que se convierte en el foco de luz más potente, ensalzando su figura como símbolo de la víctima inocente frente a la barbarie.[310]​ La elección de la noche es un factor claramente simbólico, ya que se relaciona con la muerte, hecho acentuado con la apariencia cristológica del personaje con los brazos en alto.[311]​ Sobre esta obra escribió Albert Boime (Historia social del arte):

Un breve repaso de las representaciones de fuentes de «luz objetiva» en la obra de Goya, revela una evolución gradual, desde la explotación de efectos tetrales para glorificar a la familia real o un suceso religioso, pasando por una expresión más simbólica de sus preocupaciones ideológicas, hasta culminar en una maestría madura donde la realidad y el símbolo se funden en una síntesis sorprendente.[312]

Entre sus últimas obras destaca La lechera de Burdeos (1828, Museo del Prado, Madrid), donde la luz se plasma solo con el color, con una pincelada esponjosa que remarca los valores tonales, una técnica que apunta al impresionismo.[313]

 
Llanto por Cristo muerto (1799), de Antonio Canova, Templo Canoviano, Possagno

También a caballo entre los dos siglos se desarrolló el neoclasicismo, surgido en Francia tras la Revolución francesa, un estilo que favoreció el resurgimiento de las formas clásicas, más puras y austeras, en contraposición a los excesos ornamentales del Barroco y rococó. El hallazgo de las ruinas de Pompeya y Herculano ayudó a poner de moda la cultura grecolatina y un ideario estético que preconizaba la perfección de las formas clásicas como ideal de belleza, lo que generó un mito sobre la perfección de la belleza clásica que aún condiciona la percepción del arte hoy día. La pintura neoclásica mantuvo un sello austero y equilibrado, influido por la escultura grecorromana o figuras como Rafael y Poussin. Destacó especialmente Jacques-Louis David, así como François Gérard, Antoine-Jean Gros, Pierre-Paul Prud'hon, Anne-Louis Girodet-Trioson, Jean Auguste Dominique Ingres, Anton Raphael Mengs y José de Madrazo.[314]

 
Retorno de Marco Sexto (1799), de Pierre-Narcisse Guérin, Museo del Louvre, París

EL neoclasicismo sustituyó la iluminación dramática del Barroco por la mesura y contención del clasicismo, con tonos fríos y preponderancia del dibujo sobre el color, y otorgó una especial relevancia a la línea y el contorno. Las imágenes neoclásicas anteponen la idea al sentimiento, la descripción veraz de la realidad a las veleidades imaginativas del artista barroco.[315]​ La del neoclasicismo es una luz clara, fría y difusa, que baña las escenas con uniformidad, sin contrastes violentos; aun así, en ocasiones se usaba el claroscuro, iluminando intensamente figuras o determinados objetos en contraste con la oscuridad del fondo. La luz delimita los contornos y el espacio, y generalmente otorga una apariencia de solemnidad a la imagen, en consonancia con los temas tratados, por lo general pinturas de historia, mitológicas y retratos.[316]

El iniciador de este estilo fue Jacques-Louis David, un artista sobrio que subordinaba completamente el color al dibujo. Estudiaba minuciosamente la composición lumínica de sus obras, como se denota en el Juramento en el Jeu de Paume (1791, Musée National du Château de Versailles) y El rapto de las sabinas, 1794-1799, Museo del Louvre, París). En La muerte de Marat (1793, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas) desarrolló unos juegos lumínicos que denotan la influencia de Caravaggio.[317]Anne-Louis Girodet-Trioson siguió el estilo de David, aunque su emotivismo le acercó al prerromanticismo. Se interesó por el cromatismo y por la concentración de la luz y la sombra, como se vislumbra en El sueño de Endimión (1791, Museo del Louvre, París) y El entierro de Atala (1808, Museo del Louvre, París).[318]Jean Auguste Dominique Ingres fue un prolífico autor siempre fiel al clasicismo, hasta el punto de ser considerado el adalid de la pintura académica frente al romanticismo decimonónico. Se dedicó especialmente al retrato y al desnudo, que destacan por su pureza de líneas, sus marcados contornos y un cromatismo de aspecto cercano al esmalte.[319]Pierre-Paul Prud'hon asumió el neoclasicismo con una cierta influencia rococó, con una predilección por la voluptuosidad femenina heredada de Boucher y Watteau, al tiempo que su obra trasluce una fuerte influencia de Correggio. En sus cuadros mitológicos poblados de ninfas mostró una preferencia por la luz crepuscular y lunar, una luz tenue y mortecina que baña con delicuescencia las formas femeninas, cuya piel blanca parece refulgir.[320]

El paisajismo era considerado por los neoclásicos un género menor. Aun así, tuvo diversos exponentes destacados, especialmente en Alemania, donde cabe mencionar a Joseph Anton Koch, Ferdinand Kobell y Wilhelm von Kobell. El primero se centró en las montañas alpinas, de las que logró captar la atmósfera nubosa de la alta montaña y los efectos de luz centelleantes sobre las superficies vegetales y acuáticas. Por lo general incorporaba la presencia humana, en ocasiones con algún pretexto temático de tipo histórico o literario —como las obras de Shakespeare o el ciclo de Ossian—. La luz de sus cuadros es generalmente clara y fría, natural, sin demasiadas estridencias. Si Koch representaba un tipo de paisaje idealista, heredero de Poussin o Lorena, Ferdinand Kobell representa el paisaje realista, deudor del paisaje barroco holandés. Sus paisajes de valles y llanuras con fondos montañosos están bañados de una luz translúcida, con intensos contrastes entre los diversos planos de la imagen. Su hijo Wilhelm siguió su estilo, con una mayor preocupación por la luz, que se denota en sus ambientes claros de luz fría y sombras alargadas, que otorga a sus figuras una consistencia dura y de aspecto metálico.[321]

Arte contemporáneo

 
Paisaje de montaña con río (versión diurna) (1830-1835), de Caspar David Friedrich, Staatliche Museen, Kassel
 
Paisaje de montaña con río (versión nocturna) (1830-1835), de Caspar David Friedrich, Staatliche Museen, Kassel

Siglo XIX

En el siglo XIX comenzó una dinámica evolutiva de estilos que se sucedían cronológicamente cada vez con mayor celeridad y surgió el arte moderno como contraposición al arte académico, donde el artista se sitúa a la vanguardia de la evolución cultural de la humanidad. El estudio de la luz se enriqueció con la aparición de la fotografía y con los nuevos adelantos tecnológicos en torno a la luz artificial, gracias a la aparición de la luz de gas a comienzos del siglo, del queroseno a mediados y de la electricidad a finales de siglo. Estos dos fenómenos propiciaron una nueva conciencia de la luz, por cuanto este elemento configura la apariencia visual, variando el concepto de realidad de lo tangible a lo perceptible.[322]

Romanticismo

El primer estilo de la centuria fue el romanticismo, un movimiento de profunda renovación en todos los géneros artísticos, que puso una especial atención en el terreno de la espiritualidad, de la fantasía, el sentimiento, el amor a la naturaleza, junto a un elemento más oscuro de irracionalidad, de atracción por el ocultismo, la locura, el sueño. Se valoró especialmente la cultura popular, lo exótico, el retorno a formas artísticas menospreciadas del pasado —especialmente las medievales—, y adquirió notoriedad el paisaje, que cobró protagonismo por sí solo. Los románticos tenían la idea de un arte que surge espontáneamente del individuo, destacando la figura del «genio»: el arte es la expresión de las emociones del artista.[323]​ Los románticos utilizaban una técnica más expresiva respeto a la contención neoclásica, modelando las formas mediante empastes y veladuras, de tal forma que se libera la expresividad del artista.[324]

En un cierto prerromanticismo cabe situar a William Blake, un escritor y artista original, de difícil clasificación, que se dedicó especialmente a la ilustración, a la manera de los antiguos iluminadores de códices. La mayoría de imágenes de Blake se sitúan en un mundo nocturno, en que la luz enfatiza ciertas partes de la imagen, una luz de amanecer o crepúsculo, casi «líquida», irreal.[325]​ A caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo estuvo también Johann Heinrich Füssli, autor de imágenes oníricas de un estilo influido por el manierismo italiano, en que solía emplear fuertes contrastes de luces y sombras, con un tipo de iluminación de carácter teatral, como de candilejas.[326]

 
Lady Macbeth sonámbula (1784), de Johann Heinrich Füssli, Museo del Louvre, París

Uno de los pioneros del romanticismo fue el francés Théodore Géricault, fallecido prematuramente, cuya obra maestra, La balsa de la Medusa (1819, Museo del Louvre, París), presenta un rayo de luz que surge de los tormentosos nubarrones del fondo como un símbolo de esperanza.[327]​ El más destacado miembro del movimiento en Francia fue Eugène Delacroix, un pintor influido por Rubens y la escuela veneciana,[328]​ que concebía la pintura como un soporte en que las manchas de luz y color se relacionan. También recibió la influencia de John Constable, cuyo cuadro La carreta de heno le abrió los ojos a una nueva sensibilidad hacia la luz. En 1832 viajó a Marruecos, donde desarrolló un nuevo estilo que se podría considerar protoimpresionista, caracterizado por la utilización del blanco para resaltar efectos lumínicos, con una técnica de ejecución rápida.[329]

En el terreno del paisajismo destacaron John Constable y Joseph Mallord William Turner, herederos de la rica tradición del paisajismo inglés del siglo XVIII. Constable fue un pionero en la captación de fenómenos atmosféricos. Kenneth Clark, en El arte del paisaje, le adjudicó la invención del «claroscuro de la naturaleza», que se expresaría en dos vertientes: por un lado, el contraste de luz y sombra que para Constable sería imprescindible en cualquier pintura de paisaje y, por otro, los efectos chispeantes del rocío y la brisa que tan magistralemnte supo plasmar en sus lienzos el pintor británico, con una técnica de trazos interrumpidos y toques de blanco puro realizados con espátula.[330]​ En una ocasión Constable afirmó que «la forma de un objeto es indiferente; la luz, la sombra y la perspectiva siempre lo harán hermoso».[331]

 

Joseph Mallord William Turner fue un pintor con una gran intuición para plasmar los efectos de luz en la naturaleza, con unos ambientes que aglutinan luminosidad con efectos atmosféricos de gran dramatismo, como se aprecia en Aníbal cruzando los Alpes (1812, Tate Gallery, Londres).[332]​ Turner tenía predilección por los fenómenos atmosféricos violentos, como tormentas, marejadas, niebla, lluvia, nieve, o bien fuego y espectáculos de destrucción, en paisajes en los que realizó numerosos experimentos sobre cromatismo y luminosidad, que otorgaron a sus obras un aspecto de gran realismo visual. Su técnica se basaba en una luz coloreada que disolvía las formas en una relación espacio-color-luz que dan a su obra una apariencia de gran modernidad.[333]​ Según Kenneth Clark, Turner «fue quien elevó la clave del color para que sus cuadros no solo representaran la luz, sino que simbolizaran también la naturaleza de la luz». Sus primeras obras tenían todavía un cierto componente clásico, en las que imitó el estilo de artistas como Claudio de Lorena, Richard Wilson, Adriaen van de Velde o Aelbert Cuyp. Son obras en las que aún representa la luz por medio del contraste, realizadas al óleo; sin embargo, sus acuarelas ya apuntaban al que sería su estilo maduro, caracterizado por la plasmación del color y la luz en movimiento, con una tonalidad clara conseguida con una aplicación primaria de una película de pintura de nácar. En 1819 visitó Italia, cuya luz le inspiró y le indujo a elaborar unas imágenes donde las formas se diluían en una luminosidad neblinosa, con lontananzas nacaradas y sombras de color amarillo o escarlata. Se dedicó entonces a sus imágenes más características, principalmente escenas costeras en las que realiza un profundo estudio de los fenómenos atmosféricos. En Interior en Petworth (1830, British Museum, Londres) la base de su diseño es ya la luz y el color, el resto queda supeditado a estos valores.[334]​ En sus últimas obras afirma Clark que «la imaginación de Turner era capaz de destilar, de la luz y del color, poesía tan delicada como la de Shelley».[335]​ Entre sus obras destacan: San Giorgio Maggiore: en la madrugada (1819, Tate Gallery), Regulus (1828, Tate Gallery), El incendio de las Casas de los Lores y de los Comunes (1835, Philadelphia Museum of Art), El último viaje del «Temerario» (1839, National Gallery), Negreros tirando por la borda a muertos y moribundos (1840, Museum of Fine Arts, Boston), Crepúsculo sobre un lago (1840, Tate Gallery), Lluvia, vapor y velocidad (1844, National Gallery), etc.[336]

Cabe citar también a Richard Parkes Bonington, un artista prematuramente fallecido, principalmente acuarelista y litógrafo, que vivió la mayor parte del tiempo en París. Tenía un estilo ligero, claro y espontáneo.[337]​ Sus paisajes denotan la misma sensibilidad atmosférica de Constable y Turner, con una gran delicadeza en el tratamiento de la luz y el color, hasta el punto que se le considera un precursor del impresionismo.[338]

 
La gran reserva (1832), de Caspar David Friedrich, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresde

En Alemania destaca la figura de Caspar David Friedrich, un pintor con una visión panteísta y poética de la naturaleza, una naturaleza incorrupta e idealizada donde la figura humana tan solo representa el papel de un espectador de la grandiosidad e infinitud de la naturaleza. Desde sus inicios, Friedrich desarrolló un estilo marcado por contornos seguros y sutiles juegos de luces y sombras, en acuarela, óleo o tinta sepia.[339]​ Una de sus primeras obras destacadas es La cruz en la montaña (1808, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresde), donde sobre una pirámide de rocas a contraluz se alza una cruz con Cristo crucificado, frente a un cielo surcado de nubes y cruzado por cinco haces de luz que surgen de un invisible sol que se intuye detrás de la montaña, sin que quede claro si es el amanecer o el atardecer; uno de los haces genera reflejos en el crucifijo, por lo que se entiende que es una escultura de metal.[340]​ Durante sus primeros años se centró en los paisajes y las marinas, con cálidas luces de amanecer y atardecer, aunque también expermientó con los efectos de luces invernales, tormentosas y neblinosas. Una obra más madura es Imagen conmemorativa para Johann Emanuel Bremer (1817, Alte Nationalgalerie, Berlín), una escena nocturna de fuerte contenido simbólico alusivo a la muerte: en un primer plano aparece un jardín en penumbra, con una reja por la que se filtran los rayos de la luna; el fondo, con una tenue luz de amanecer, representa el más allá.[341]​ En Mujer ante la salida del sol (1818-1820, Museo Folkwang, Essen) —también llamada Mujer ante la puesta del sol, pues no se sabe con certeza la hora del día— mostró una de sus composiciones características, la de una figura humana frente a la inmensidad de la naturaleza, fiel reflejo del sentimiento romántico de lo sublime, con un cielo de un amarillo rojizo de gran intensidad; se suele interpretar como una alegoría de la vida como una Santa Cena permanente, una especie de comunión religiosa ideada por August Wilhelm von Schlegel.[342]​ Entre los años 1820 y 1822 realizó varios paisajes en los que captó la variación lumínica a diversas horas del día: La mañana, El mediodía, La tarde y El atardecer, todos ellos en el Niedersächsisches Landesmuseum de Hannover.[343]​ Para Friedrich, el amanecer y el atardecer simbolizaban el nacimiento y la muerte, el ciclo de la vida.[344]​ En Mar con salida de sol (1826, Hamburger Kunsthalle, Hamburgo) redujo al mínimo la composición, jugando con la luz y el color para crear una imagen de gran intensidad, inspirada en los grabados de los siglos xvi y xvii en que se recreaba la aparición de la luz el primer día de la Creación.[345]​ Una de sus últimas obras fue Las edades de la vida (1835, Museum der bildenden Künste, Leipzig), donde los cinco personajes se relacionan con las cinco embarcaciones a distinta distancia del horizonte, que simbolizan las edades de la vida.[346]​ Otras obras destacadas suyas son: Abadía en el robledal (1809, Alte Nationalgalerie, Berlín), Arco iris en un paisaje de montañas (1809-1810, Museo Folkwang, Essen), Vista de un puerto (1815-1816, Palacio de Charlottenburg, Berlín), El caminante sobre el mar de nubes (1818, Hamburger Kunsthalle, Hamburgo), Salida de la luna a orillas del mar (1821, Museo del Hermitage, San Petersburgo), Atardecer en el mar Báltico (1831, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresde), La gran reserva (1832, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresde), etc.[347]

 
Vista de Dresde a la luz de la luna (1839), de Johan Christian Dahl, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresde

El noruego Johan Christian Dahl se movió en la estela de Friedrich, aunque con un mayor interés por los efectos de luz y atmosféricos, que captó de una forma naturalista, alejándose así del paisaje romántico. En sus obras muestra un especial interés por el cielo y las nubes, así como los paisajes brumosos y a la luz de la luna. En muchas de sus obras el cielo ocupa casi todo el lienzo, dejando tan solo una estrecha franja de tierra ocupada por algún árbol solitario.[348]

Georg Friedrich Kersting hizo una trasposición del misticismo panteísta de Friedrich a escenas de interior, iluminadas por una suave luz de lámparas o velas que alumbran con suavidad los ambientes domésticos que solía representar, otorgando a estas escenas una apariencia que trasciende la realidad para convertirse en imágenes solemnes y con cierto aire misterioso.[349]

 
La pequeña mañana (1808), de Philipp Otto Runge, Hamburger Kunsthalle, Hamburgo

Philipp Otto Runge elaboró una teoría propia sobre el color según la cual diferenciaba los colores opacos de los transparentes en función de si tenían tendencia a la luz o la oscuridad. En su obra esta distinción le servía para destacar las figuras en primer plano del fondo de la escena, que por lo general era translúcido, lo que generaba un efecto psicológico de transición entre planos. Ello le servía para intensificar el sentido alegórico de sus obras, ya que su principal objetivo era mostrar el carácter místico de la naturaleza.[350]​ Runge fue un virtuoso en la captación de los sutiles efectos de luz, una luz misteriosa que tiene sus raíces en Altdorfer y Grünewald, como en sus retratos iluminados desde abajo con mágicos reflejos que iluminan al personaje como inmerso en una aureola.[351]

En Alemania surgió también el grupo de los Nazarenos, una serie de pintores que entre 1810 y 1830 adoptaron un estilo pretendidamente anticuado, inspirado en el clasicismo renacentista —principalmente Fra Angélico, Perugino y Rafael— y con un acentuado sentido religioso. El estilo nazareno era ecléctico, con preponderancia del dibujo sobre el color y una luminosidad diáfana, con limitación o incluso rechazo del claroscuro. Sus principales representantes fueron: Johann Friedrich Overbeck, Peter von Cornelius, Julius Schnorr von Carolsfeld y Franz Pforr.[352]

 
Niño con una linterna estable (1825), de Ferdinand Georg Waldmüller, Hamburger Kunsthalle, Hamburgo

También en Alemania y en el Imperio austrohúngaro se dio el estilo Biedermeier, una tendencia más naturalista a medio camino entre el romanticismo y el realismo. Uno de sus principales representantes fue Ferdinand Georg Waldmüller, un defensor del estudio de la naturaleza como única meta de la pintura. Sus cuadros rebosan de una claridad resplandeciente, una luz meticulosamente elaborada y de cualidad casi palpable, como elemento que construye la realidad del cuadro, compaginada con sombras bien definidas.[353]​ Otros artistas de interés en esta corriente son Johann Erdmann Hummel, Carl Blechen, Carl Spitzweg y Moritz von Schwind. Hummel utilizaba la luz como elemento estilizante, con un especial interés en los fenómenos inusuales de luz, desde la luz artificial hasta brillos y reflejos.[354]​ Blechen evolucionó desde un romanticismo típico de tono heroico y fantástico hacia un naturalismo protagonizado por la luz tras una estancia de un año en Italia. La luz de Blechen es estival, una luz brillante que acentúa el volumen de los objetos otorgándoles una sustancia táctil, combinada con un hábil empleo del color.[355]​ Spitzweg incorporó a sus cuadros efectos de cámara oscura, en los que la luz, ya sea de sol o de luna, aparece en forma de haces que crean efectos a veces irreales pero de gran impacto visual.[356]​ Schwind fue artífice de una luz diáfana y lírica, plasmada en resplandecientes espacios lumínicos con sutiles gradaciones tonales en los reflejos.[357]​ Cabe citar en último lugar al danés Christen Købke, autor de paisajes de una delicada luz que recuerda el pointillé vermeeriano o la luminosidad de Gerrit Berckheyde.[358]

En España cabe citar a Jenaro Pérez Villaamil, que llegó a ser el primer catedrático de paisaje de la Academia de San Fernando. [359]​ Influido por el paisajismo inglés —especialmente David Roberts—, su obra se caracteriza por su dibujo pulcro, su línea grácil y su frescura de trazo, en cuadros y acuarelas en las que retrata el paisaje español desde una perspectiva pintoresquista y arqueologizante, con cierto componente de nostalgia.[360]

En Italia se dio en los años 1830 la llamada Escuela de Posillipo, un grupo de pintores paisajistas napolitanos de corte antiacadémico, entre los que destacaban Giacinto Gigante, Filippo Palizzi y Domenico Morelli. Estos artistas mostraron una nueva preocupación por la luz en el paisaje, con un aspecto más veraz y alejado de los cánones clásicos, en el que cobran protagonismo los efectos resplandecientes.[361]​ Inspirados en el vedutismo y la pintura pintoresca, así como en la obra del que consideraban su maestro directo, Anton Sminck van Pitloo, solían pintar al natural, en composiciones en las que destaca el cromatismo aunque sin perder la solidez del dibujo.[362]

Realismo

Al romanticismo sucedió el realismo, una tendencia que puso énfasis en la realidad, la descripción del mundo circundante, especialmente de obreros y campesinos en el nuevo marco de la era industrial, con un cierto componente de denuncia social, ligado a movimientos políticos como el socialismo utópico. Estos artistas se desmarcaron de la habitual temática histórica, religiosa o mitológica para tratar temas más mundanos, de la vida moderna.[363]

Uno de los pintores realistas más preocupados por la luz fue Jean-François Millet, influido por el Barroco y el paisajismo romántico, especialmente Caspar David Friedrich.[364]​ Se especializó en escenas de campesinos, a menudo en paisajes ambientados al alba y al ocaso, como en Camino del trabajo (1851, colección privada), Pastorcilla vigilando su rebaño (1863, Museo de Orsay, París) o Una lechera normanda en Gréville (1871, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles). Para la composición de sus obras a menudo empleaba figurillas de cera o arcilla que iba cambiando de lugar para estudiar los efectos de luz y volumen.[365]​ Su técnica era de pincelada densa y vigorosa, con fuertes contrastes de luz y sombra.[366]​ Su obra maestra es El Ángelus (1857, Museo de Orsay, París): la ambientación vespertina de esta obra permite a su autor enfatizar el aspecto dramático de la escena, traducido pictóricamente en tonalidades no contrastadas, con las figuras oscurecidas que se destacan sobre el resplandor del cielo, lo que aumenta su volumetría y acentúa su contorno, lo que se traduce en una visión emotiva que enfatiza el mensaje social que el artista quiere transmitir.[364]​ Una de sus últimas obras fue Cazadores de pájaros (1874, Museo de Arte de Filadelfia), una ambientación nocturna en la que unos campesinos deslumbran a unos pájaros con una antorcha para cazarlos, en la que destaca la luminosidad de la antorcha, conseguida con una densa aplicación del empaste pictórico.[367]

 
Recuerdo de Mortefontaine (1864), de Camille Corot, Museo del Louvre, París

El adalid del realismo fue Gustave Courbet, quien en su formación se nutrió de la pintura flamenca, holandesa y veneciana de los siglos xvi y xvii, especialmente Rembrandt. Sus primeras obras son aún de inspiración romántica, en las que utiliza una luz de tono dramático prestada de la tradición flamenco-holandesa pero reinterpretada con una sensibilidad más moderna. Su obra madura, ya plenamente realista, denota la influencia de los hermanos Le Nain, y se caracteriza por obras de gran tamaño trabajadas minuciosamente, con amplias superficies brillantes y una aplicación densa del pigmento, realizada a menudo con espátula. Al final de su carrera se dedicó más al paisaje y el desnudo, que destacan por su sensibilidad luminosa.[368]​ Otro referente fue Honoré Daumier, pintor, litógrafo y caricaturista de fuerte tono satírico, de trazo suelto y libre, con un eficaz uso del claroscuro. En sus cuadros se inspiró en los contrastes lumínicos de Goya, otorgando a sus obras poco colorismo y dando mayor relieve a la luz (Los fugitivos, 1850; Barrabás, 1850; El carnicero, 1857; El vagón de tercera, 1862).[369]

Ligado al realismo estuvo la escuela paisajista francesa de Barbizon (Camille Corot, Théodore Rousseau, Charles-François Daubigny, Narcisse-Virgile Díaz de la Peña), marcada por un sentimiento panteísta de la naturaleza, con preocupación por los efectos de luz en el paisaje, como la luz que se cuela entre las ramas de los árboles.[370]​ El más destacado fue Camille Corot, quien descubrió la luz en Italia, donde se dedicó a pintar al aire libre paisajes romanos captados a distintas horas del día, en escenas de limpias atmósferas en las que aplicaba a las superficies de los volúmenes las dosis precisas de luz para conseguir una visión panorámica en que los volúmenes se recortan en la atmósfera.[371]​ Corot sentía predilección por un tipo de luz trémula que se reflejaba en el agua o se filtraba a través de las ramas de los árboles, con la que encontró una fórmula que le satisfacía a él al tiempo que lograba una gran popularidad entre el público.[372]

 
Los trabajadores del acero (1875), de Adolph von Menzel, Alte Nationalgalerie, Berlín

También destacó como autor independiente Eugène Boudin, uno de los primeros paisajistas en pintar al aire libre, especialmente marinas. Consiguió una gran maestría en la elaboración de cielos, unos cielos tornasolados y ligeramente brumosos de luz tenue y transparente, una luz que se refleja también en el agua con efectos instantáneos que sabía captar con espontaneidad y precisión, con una técnica rápida que ya apuntaba al impresionismo —de hecho, fue el maestro de Monet—.[373]

El paisajismo naturalista tuvo otro destacado representante en Alemania, Adolph von Menzel, quien recibió la influencia de Constable y desarrolló un estilo en el que la luz es determinante para el aspecto visual de sus obras, con una técnica precursora del impresionismo. También destacan sus escenas de interiores con luz artificial, en las que se recrea en multitud de detalles anecdóticos y efectos luminosos de todo tipo, como en su Cena después del baile (1878, Alte Nationalgalerie, Berlín).[374]​ Junto a él destaca Hans Thoma, que recibió la influencia de Courbet, quien en sus obras aunó la reivindicación social del realismo con un sentimiento todavía algo romántico del paisaje.[375]​ Thoma fue exponente de un «realismo lírico», con paisajes y cuadros de tema campesino ambientados por lo general en su natal Selva Negra, caracterizados por el empleo de una luz de tono plateado.[376]

 
Comida en el monasterio (1865-1876), de Vasili Perov, Museo Estatal Ruso, San Petersburgo

En los Países Bajos se dio la figura de Johan Barthold Jongkind, considerado un preimpresionista, al que Monet consideraba también su maestro. Fue un gran intérprete de los fenómenos atmosféricos y de los juegos de luz sobre el agua y la nieve, así como de las luces invernales y nocturnas —sus paisajes a la luz de la luna fueron muy valorados—.[377]

En Rusia surgió también una notable escuela realista, que se desarrolló tanto en el paisaje como en las escenas costumbristas, dotadas por lo general de un fuerte sentido de denuncia social. Sus principales representantes fueron Vasili Perov, Iván Kramskói, Isaak Levitán y, especialmente, Iliá Repin.[378]

En España merecen ser reseñados Carlos de Haes, Agustín Riancho y Joaquín Vayreda. Haes, de origen belga, recorrió toda la geografía española para captar sus paisajes, que plasmó con un detallismo casi topográfico.[379]​ Riancho tuvo predilección por el paisaje montañoso, con un colorido con cierta tendencia a las gamas oscuras, de factura libre y espontánea.[380]​ Vayreda fue el fundador de la llamada Escuela de Olot. Influido por la Escuela de Barbizon, aplicó este estilo al paisaje gerundense, con obras de composición diáfana y serena con un cierto componente lírico de evocación bucólica.[381]

También en España cabe resaltar la obra de Mariano Fortuny, quien encontró su estilo personal en Marruecos como cronista de la Guerra de África (1859-1860), donde descubrió el colorido y el exotismo que caracterizaría su obra. Aquí comenzó a pintar con apuntes rápidos de toques luminosos, con los que captaba la acción de forma espontánea y vigorosa, y que serían la base de su estilo: un colorismo de ejecución vibrante con destellantes efectos de luz, como se denota en una de sus obras maestras, La vicaría (1868-1870, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona).[382]

 
Después de comer (La pérgola) (1868), de Silvestro Lega, Pinacoteca di Brera, Milán

Otra escuela paisajista fue la italiana de los Macchiaioli (Silvestro Lega, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini), de corte antiacadémico, caracterizada por el uso de manchas (macchia en italiano, de ahí el nombre del grupo) de color y formas inacabadas, esbozadas, un movimiento que antecedió al impresionismo. Estos artistas pintaban del natural y tenían como principal objetivo la reducción de la pintura a contrastes de luz y brillantez.[383]​ Según Diego Martelli, uno de los teóricos del grupo, «afirmamos que la forma no existía y que, así como a la luz todo resulta por el color y el claroscuro, así se trata de obtener tonos, los efectos de lo verdadero».[384]​ Los manchistas revalorizaron los contrastes lumínicos y supieron transcribir en sus lienzos la potencia y claridad de la luz mediterránea. Plasmaron como nadie los efectos del sol sobre objetos y paisaje, como en el cuadro La patrulla de Giovanni Fattori, en la que el artista utiliza una pared blanca como pantalla luminosa sobre la que se recortan las figuras.[385]

 
Las ovejas descarriadas (1852), de William Holman Hunt, Tate Britain, Londres

En Gran Bretaña surgió la escuela de los prerrafaelitas, que se inspiraban —como su nombre indica— en los pintores italianos anteriores a Rafael, así como en la recién surgida fotografía, con exponentes como Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, John Everett Millais, William Holman Hunt y Ford Madox Brown.[386]​ Los prerrafaelitas buscaban una visión realista del mundo, basada en imágenes de gran detallismo, de colores vivos y factura brillante; frente a la iluminación lateral defendida por la pintura academicista preferían una iluminación general, que convertía las pinturas en imágenes planas, sin grandes contrastes de luces y sombras.[387]​ Para lograr el máximo realismo efectuaban numerosas investigaciones, como en el cuadro El salvador (1855, National Gallery of Victoria, Melbourne), de John Everett Millais, en el que un bombero salva a dos niñas de un incendio, para el que el artista quemó maderas en su taller para buscar la iluminación adecuada.[388]​ El detallismo casi fotográfico de estas obras llevó a decir a John Ruskin del cuadro Las ovejas descarriadas (1852, Tate Britain, Londres), de William Holman Hunt, que «por primera vez en la historia del arte se logra el equilibrio absolutamente fiel entre color y sombra, merced al cual el brillo real del sol podría transportarse a una clave por la que las posibles armonías con pigmentos materiales deberían producir sobre la mente las mismas impresiones que causa la propia luz».[389]​ Hunt fue autor también de La luz del mundo (1853, Keble College, Universidad de Oxford), en el que la luz tiene un significado simbólico, relacionado con el pasaje bíblico que identifica a Cristo con la frase «yo soy la luz del mundo, aquel que me siga no andará en las tinieblas, pues tendrá la luz de la vida» (Juan, 8:12).[62]​ Este pintor retrató de nuevo la simbólica luz de Jesucristo en El despertar de la conciencia (1853, Tate Britain), a través de la luz del jardín que se cuela por la ventana.[390]

El romanticismo y el realismo fueron los primeros movimientos artísticos que rechazaron el arte oficial de la época, el arte impartido en las academias —el academicismo—, un arte institucionalizado y anclado en el pasado tanto en la elección de temas como en las técnicas y recursos puestos a disposición del artista. En Francia, en la segunda mitad del siglo XIX, este arte recibió el nombre de art pompier («arte bombero», denominación peyorativa derivada del hecho de que muchos autores representaban a los héroes clásicos con yelmos que parecían cascos de bombero). Si bien en principio las academias estaban en sintonía con el arte producido en su época, por lo que no se puede hablar de un estilo diferenciado, en el siglo XIX, cuando la dinámica evolutiva de los estilos empezó a alejarse de los cánones clásicos, el arte académico quedó encorsetado en un estilo clasicista basado en reglas estrictas. El academicismo se basaba estilísticamente en el clasicismo grecorromano, pero también en otros autores clasicistas anteriores, como Rafael, Poussin o Guido Reni. Técnicamente, se basaban en el dibujo esmerado, el equilibrio formal, la línea perfecta, la pureza plástica y un cuidado detallismo, junto a un colorido realista y armónico. Muchos de sus representantes tuvieron una especial predilección por el desnudo como tema artístico, así como una atracción especial por el orientalismo. Sus principales representantes fueron: William-Adolphe Bouguereau, Alexandre Cabanel, Eùgene-Emmanuel Amaury-Duval y Jean-Léon Gérôme.[391]

Impresionismo
 
Almiar por la mañana (1891), de Claude Monet, Museum of Fine Arts, Boston
 
Almiar a la puesta de sol (1891), de Claude Monet, colección privada
Monet realizó varias series de cuadros con un mismo tema a dintintas horas del día para captar la luz cambiante

La luz tuvo un papel fundamental en el impresionismo, un estilo basado en la representación de una imagen conforme a la «impresión» que la luz produce a la vista. En contraposición al arte académico y sus formas de representación basadas en la perspectiva lineal y la geometría, los impresionistas buscaban una plasmación de la realidad en el lienzo tal como ellos la percibían visualmente, por lo que otorgaban todo el protagonismo a la luz y el color. Para ello solían pintar al aire libre (en plen air), captando los diversos efectos de luz sobre el medio circundante a diversas horas del día. Estudiaron en profundidad las leyes de la óptica y la física de la luz y el color. Su técnica se basaba en la pincelada suelta y en una combinación de colores aplicada en función de la visión del espectador, con preponderancia de un contraste entre colores elementales (amarillo, rojo y azul) y sus complementarios (naranja, verde y violeta).[392]​ Además, solían aplicar el pigmento directamente sobre el lienzo, sin mezclar, con lo que conseguían una mayor luminosidad y brillantez.[393]

El impresionismo perfeccionó la captación de la luz mediante toques fragmentados de color, un procedimiento que ya habían utilizado en mayor o menor medida artistas como Giorgione, Tiziano, Guardi y Velázquez (es bien conocida la admiración de los impresionistas por el genio de Las Meninas, al que consideraban «el pintor de los pintores»).[394]​ Para los impresionistas la luz era el protagonista del cuadro, por lo que se lanzaron a pintar del natural captando en todo momento las variaciones lumínicas sobre paisajes y objetos, la «impresión» fugaz de la luz a distintas horas del día, por lo que a menudo elaboraron series de cuadros de un mismo lugar en diferentes horarios. Para ello prescindieron del dibujo y definieron la forma y el volumen directamente con el color, en pinceladas sueltas de tonos puros, yuxtapuestos entre sí. Abandonaron igualmente el claroscuro y los contrastes violentos de luces y sombras, para lo que prescindieron de colores como el negro, gris o marrón:[395]​ la investigación cromática del impresionismo llevó al descarte del color negro en pintura, ya que alegaban que es un color que no existe en la naturaleza. A partir de ahí empezaron a utilizar una gama luminosa de «claro sobre claro» (blanco, azul, rosa, rojo, violeta), elaborando las sombras con tonos fríos. Así, los impresionistas concluyeron que no existen ni la forma ni el color, lo único real es la relación aire-luz. En los cuadros impresionistas el tema es la luz y sus efectos, más allá de lo anecdótico de lugares y personajes. Cabe remarcar que en el impresionismo influyeron considerablemente las investigaciones realizadas en el campo de la fotografía, que habían evidenciado que la visión de un objeto depende de la cantidad y la calidad de la luz.[396]

Su descubrimiento consiste precisamente en haberse percatado de que la plena luz decolora los tonos, que el sol reflejado por los objetos tiende, a fuerza de claridad, a redimensionarlos en esa unidad lumínica que funde los siete rayos prismáticos en un solo brillo incoloro, que es la luz.[397]
 
pintura, pintura, cumple, varios, objetivos, tanto, plásticos, como, estéticos, lado, factor, fundamental, representación, técnica, obra, cuanto, presencia, determina, visión, imagen, proyectada, afecta, determinados, valores, como, color, textura, volumen, ot. La luz en la pintura cumple varios objetivos tanto plasticos como esteticos por un lado es un factor fundamental en la representacion tecnica de la obra por cuanto su presencia determina la vision de la imagen proyectada ya que afecta a determinados valores como el color la textura y el volumen por otro lado la luz tiene un gran valor estetico ya que su combinacion con la sombra y con determinados efectos luminicos y de color puede determinar la composicion de la obra y la imagen que quiere proyectar el artista Asimismo la luz puede tener un componente simbolico especialmente en religion donde a menudo se ha asociado este elemento con la divinidad Puerto con el desembarque de Cleopatra en Tarso 1642 de Claudio de Lorena Museo del Louvre Paris La incidencia de la luz en el ojo humano produce las impresiones visuales por lo que su presencia es indispensable para la captacion del arte Al tiempo la luz se encuentra de forma intrinseca en la pintura por cuanto es indispensable para la composicion de la imagen los juegos de luces y sombras son la base del dibujo y en su interaccion con el color suponen el aspecto primordial de la pintura con una influencia directa en factores como el modelado y el relieve 1 La representacion tecnica de la luz ha evolucionado a lo largo de la historia de la pintura y para su plasmacion se han creado a lo largo del tiempo diversas tecnicas como el sombreado el claroscuro el esfumado o el tenebrismo Por otro lado la luz ha sido un factor especialmente determinante en diversos periodos y estilos como el Renacimiento el Barroco el impresionismo o el fauvismo 2 El mayor enfasis otorgado a la plasmacion de la luz en la pintura se denomina luminismo termino aplicado generalmente a diversos estilos como el tenebrismo barroco y el impresionismo asi como a diversos movimientos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX como el luminismo americano el belga y el valenciano 3 La luz es la pieza fundamental del arte observacional al mismo tiempo que la clave para controlar la composicion y la narracion Es uno de los aspectos mas importantes del arte visual 4 Richard Yot Indice 1 optica 2 Representacion pictorica de la luz 2 1 Tecnicas 2 2 Generos 2 3 Factor cronologico 3 Simbologia 4 Historia 4 1 Arte medieval 4 2 Arte de la Edad Moderna 4 2 1 Renacimiento 4 2 2 Manierismo 4 2 3 Barroco 4 2 3 1 Naturalismo 4 2 3 2 Clasicismo y pleno Barroco 4 2 4 Siglo XVIII 4 3 Arte contemporaneo 4 3 1 Siglo XIX 4 3 1 1 Romanticismo 4 3 1 2 Realismo 4 3 1 3 Impresionismo 4 3 1 4 Luminismo y simbolismo 4 3 2 Siglo XX 4 3 2 1 Vanguardias 4 3 2 2 Ultimas tendencias 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Bibliografia 8 Enlaces externosoptica EditarLa luz del latin lux lucis es una radiacion electromagnetica con una longitud de onda situada entre 380 nm y 750 nm la parte del espectro visible que es percibida por el ojo humano situada entre la radiacion infrarroja y la ultravioleta Esta formada por particulas elementales desprovistas de masa denominadas fotones que se mueven a una velocidad de 299 792 458 m s en el vacio mientras que en la materia depende de su indice de refraccion n c v displaystyle n frac c v La rama de la fisica que estudia el comportamiento y caracteristicas de la luz es la optica 5 La luz es el agente fisico que hace visibles los objetos al ojo humano Su origen puede estar en cuerpos celestes como el sol la luna o las estrellas fenomenos naturales como el relampago o bien en materiales en combustion ignicion o incandescencia El ser humano ha ideado a lo largo de su historia diversos procedimientos para procurarse luz en espacios desprovistos de ella como antorchas velas candiles lamparas o mas recientemente la iluminacion electrica 5 Cabe resaltar que la luz es tanto el agente que permite la vision como un fenomeno visible de por si ya que la luz es tambien un objeto perceptible por el ojo humano 6 La luz permite la percepcion del color que llega a la retina a traves de rayos de luz que son transmitidos por esta al nervio optico el cual a su vez lo repercute en el cerebro mediante impulsos nerviosos 7 La percepcion de la luz es un proceso psicologico y cada persona percibe de distinta manera un mismo objeto fisico y una misma luminosidad 8 Los objetos fisicos tienen distinto nivel de luminancia o reflectancia es decir absorben o reflejan en mayor o menor medida la luz que incide en ellos lo cual repercute en el color desde el blanco maxima reflexion hasta el negro maxima absorcion 8 Tanto negro como blanco no se consideran colores del circulo cromatico convencional sino gradaciones de luminosidad y oscuridad cuyas transiciones conforman las sombras 9 Cuando la luz blanca impacta contra una superficie de un determinado color se reflejan los fotones de ese color si posteriormente esos fotones impactan contra otra superficie la iluminaran del mismo color efecto conocido como radiancia generalmente perceptible tan solo con una luz intensa Si a su vez ese objeto es del mismo color reforzara su nivel de luminosidad coloreada es decir su saturacion 10 Colores primarios secundarios y terciarios en la rueda de colores tradicionales RYB La luz blanca del sol esta formada por un espectro de colores continuo que al dividirse forma los colores del arco iris violeta azul indigo azul verde amarillo naranja y rojo 11 En su interaccion con la atmosfera terrestre la luz solar tiene tendencia a una dispersion de las longitudes de onda mas cortas es decir los fotones azules efecto por el cual el cielo se percibe de este color En cambio en el ocaso cuando la atmosfera es mas densa la luz sufre menos dispersion por lo que se perciben las longitudes de onda mas largas de color rojo 12 El color es una determinada longitud de onda de la luz blanca Los colores del espectro cromatico tienen distinto matiz o tono que se suele representar en el circulo cromatico en donde se situan los colores primarios y sus derivados Hay tres colores primarios amarillo limon rojo magenta y azul cyan Si se mezclan se obtienen los tres secundarios rojo anaranjado violeta azulado y verde Si se mezcla un primario y un secundario se obtienen los terciarios azul verdoso amarillo anaranjado etc Por otro lado se llaman colores complementarios a dos colores que se hallan en lados opuestos del circulo cromatico verde y magenta amarillo y violeta azul y naranja y colores adyacentes a los que se encuentran cerca dentro del circulo amarillo y verde rojo y naranja Si se mezcla un color con otro adyacente se consigue matizarlo y si se mezcla con un complementario se neutraliza se oscurece En la definicion del color intervienen tres factores tono es la posicion dentro del circulo cromatico saturacion es la pureza del color que interviene en su brillo la maxima saturacion es la de un color que no tiene mezcla con negro o su complementario y valor el nivel de luminosidad de un color creciente cuando se mezcla con el blanco y decreciente cuando se mezcla con el negro o un complementario 13 El sol naciente 1903 1904 de Giuseppe Pellizza da Volpedo Galeria Nacional de Arte Moderno Roma La principal fuente de luz es el sol y su percepcion puede variar segun la hora del dia la mas normal es la luz de media manana o media tarde generalmente de color azul clara y diafana aunque depende de la dispersion atmosferica y de la nubosidad y otros factores climaticos la luz de mediodia es mas blanca e intensa con un contraste elevado y sombras mas oscuras la luz de atardecer es mas amarillenta suave y calida la del ocaso es naranja o roja de bajo contraste con sombras intensas de color azulado la del anochecer es de un rojo mas oscuro es una luz tenue con sombras y contraste mas debiles el momento conocido como alpenglow que se da en el cielo oriental en dias claros da unos tonos rosados la luz de cielos nublados depende de la hora del dia y el grado de nubosidad es una luz tenue y difusa de sombras suaves contraste bajo y saturacion elevada en entornos naturales puede darse una mezcla de luz y sombra conocida como luz moteada por ultimo la luz nocturna puede ser lunar o de alguna refraccion atmosferica de la luz solar es difusa y tenue en la epoca contemporanea existe tambien la contaminacion luminica de las ciudades 14 Hay que senalar tambien la luz natural que se filtra en interiores una luz difusa de menor intensidad con un contraste variable segun si tiene un unico origen o varios por ejemplo varias ventanas asi como un colorido tambien variable segun la hora del dia la climatologia o la superficie en que se refleje Una destacada luz de interior es la llamada luz norte que es la que entra por una ventana orientada al norte que no proviene directamente del sol situado siempre al sur y es por tanto una luz suave y difusa constante y homogenea muy apreciada por los artistas en tiempos en que no habia una adecuada iluminacion artificial 15 Novena ola 1850 de Ivan Aivazovski Museo Estatal Ruso San Petersburgo En cuanto a luz artificial las principales son del fuego y las velas de color rojo o naranja electrica de color amarillo o naranja generalmente de tungsteno o wolframio puede ser directa focal o difuminada mediante pantallas de lampara fluorescente de tono verdoso y fotografica de color blanco luz de flash Logicamente en numerosos ambientes puede darse una luz mixta en combinacion entre luz natural y artificial 16 La realidad visible esta conformada por un juego de luces y sombras la sombra se forma cuando un cuerpo opaco obstruye la trayectoria de la luz Por lo general existe un ratio entre luces y sombras cuya gradacion depende de diversos factores desde la iluminacion hasta la presencia y colocacion de los diversos objetos que puedan generar sombra sin embargo existen condiciones en que uno de los dos factores pueda llegar al extremo como es el caso de la nieve o la niebla o en sentido contrario de la noche Se habla de iluminacion en clave alta cuando predomina el blanco o los tonos claros o de clave baja si destaca el negro o tonos oscuros 17 Magdalena Bay 1841 de Francois Auguste Biard Museo del Louvre Paris Las sombras pueden ser de forma tambien llamada sombra propia o de proyeccion sombra esbatimentada las primeras son las areas sombreadas de un objeto fisico es decir la parte de ese objeto en la que no incide la luz las segundas son las que proyectan estos objetos sobre alguna superficie generalmente el suelo 18 Las sombras propias definen el volumen y textura de un objeto las esbatimentadas ayudan a definir el espacio 19 La parte mas clara de la sombra es la umbra y la mas oscura la penumbra La forma y aspecto de la sombra depende del tamano y distancia de la fuente de luz las mas marcadas son de fuentes pequenas o distantes mientras que una fuente grande o cercana dara sombras mas difusas En el primer caso la sombra tendra unos bordes definidos y la zona mas oscura penumbra ocupara la mayor parte en el segundo el borde sera mas difuso y predominara la umbra Una sombra puede recibir iluminacion de una fuente secundaria lo que se conoce como luz de relleno El color de una sombra se situa entre el azul y el negro y depende igualmente de diversos factores como el contraste luminico la transparencia y la translucidez 20 La proyeccion de las sombras es distinta si provienen de una luz natural o artificial con luz natural los haces son paralelos y la sombra se adapta tanto a la orografia del terreno como a los diversos obstaculos que puedan interponerse con luz artificial los haces son divergentes con limites menos definidos y si hay varios focos de luz pueden producirse sombras combinadas 21 La reflexion de la luz produce cuatro fenomenos derivados brillos que son reflejos de la fuente de luz sea el sol luces artificiales o fuentes incidentales como puertas y ventanas resplandores que son reflejos producidos por cuerpos iluminados a modo de pantalla reflectora especialmente superficies blancas reflejos de color producidos por la proximidad entre varios objetos especialmente si son luminosos y reflejos de imagen producidos por superficies pulidas como los espejos o el agua Otro fenomeno producido por la luz es la transparencia que se produce en cuerpos que no son opacos con un mayor o menor grado segun la opacidad del objeto desde la transparencia total hasta diversos grados de translucidez La transparencia genera luz filtrada un tipo de luminosidad que tambien se puede producir a traves de cortinas persianas toldos diversos tejidos pergolas y emparrados o por el follaje de los arboles 22 Representacion pictorica de la luz EditarLa atraccion que ejerce la luz en el artista va mas alla de su funcion practica como elemento que define volumenes y espacios La luz es tambien un elemento que comporta en si mismo una magia y un atractivo muy especiales 23 Josep Asuncion Paleta de pintor pinceles y tubos de pintura al oleo En terminologia artistica se denomina luz al punto o centro de difusion luminica de la composicion de un cuadro o bien a la parte luminosa de una pintura en relacion a las sombras Tambien se emplea ese termino para describir la forma en que esta iluminado un cuadro luz cenital o a plomo rayos verticales luz alta rayos oblicuos luz recta rayos horizontales de taller o estudio luz artificial etc 24 Tambien se emplea el termino luz accidental a la no producida por el sol que puede ser tanto la de la luna como la luz artificial de velas antorchas etc 25 La luz puede proceder de diversas direcciones que segun su incidencia se puede diferenciar entre lateral cuando procede de un costado es una luz que resalta mas la textura de los objetos frontal cuando incide de frente elimina las sombras y la sensacion de volumen cenital una luz vertical de origen superior al objeto produce una cierta deformacion de la figura contrapicado luz vertical de origen inferior deforma la figura de forma exagerada y contraluz cuando el origen esta detras del objeto con lo que se oscurece y se diluye su silueta 19 Caspar David Friedrich en su estudio 1819 de Georg Friedrich Kersting Alte Nationalgalerie Berlin En relacion a la distribucion de la luz en el cuadro esta puede ser homogenea cuando se distribuye por igual dual en la que las figuras resaltan sobre un fondo oscuro o insertiva cuando se interrelacionan las luces y las sombras 26 Segun su origen la luz puede ser intrinseca luz propia o autonoma cuando la luz es homogenea sin efectos luminicos luces direccionales ni contrastes de luces y sombras o extrinseca luz iluminante cuando presenta contrastes luces direccionales y otros focos objetivos de luz La primera se dio sobre todo en el arte romanico y gotico y la segunda especialmente en el Renacimiento y Barroco 27 A su vez la luz iluminante puede incidir de diversas maneras luz focal cuando presenta de forma directa un objeto emisor de luz luz tangible o esta proviene de una fuente externa que ilumina el cuadro luz intangible luz difusa la que difumina los contornos como en el sfumato leonardesco luz real la que pretende captar de forma realista la luz del sol intento casi utopico en el que se emplearon especialmente artistas como Claudio de Lorena J M W Turner o los impresionistas y luz irreal la que no tiene ninguna base natural o cientifica y se acerca mas a una luz simbolica como en la iluminacion de personajes religiosos 28 En cuanto a la intencion del artista la luz puede ser compositiva cuando ayuda a la composicion del cuadro como en todos los casos anteriores o luz conceptual cuando sirve para potenciar el mensaje por ejemplo iluminando cierta parte del cuadro y dejando el resto en penumbra como solia hacer Caravaggio 29 Pintura Color 1780 de Angelika Kauffmann Royal Academy of Arts Londres En cuanto a su procedencia la luz puede ser luz natural ambiente en la que no aparecen sombras de figuras u objetos o luz proyectada que genera sombras y sirve para modelar las figuras 30 Cabe diferenciar tambien entre fuente y foco de luz la fuente de luz en un cuadro es el elemento que irradia la luz sea el sol una vela o cualquier otro el foco de luz es la parte del cuadro que tiene mayor luminosidad y que la irradia alrededor del cuadro 19 Por otro lado en relacion con la sombra la interrelacion entre luces y sombras recibe el nombre de claroscuro si la zona oscura es mayor que la iluminada se habla de tenebrismo 29 La luz en pintura juega un papel determinante para la composicion y estructuracion del cuadro Al contrario que en arquitectura y escultura donde la luz es real la propia del espacio circundante en pintura la luz es representada por lo que responde a la voluntad del artista tanto en su aspecto fisico como estetico El pintor determina la iluminacion del cuadro es decir la procedencia e incidencia de la luz que marca la composicion y expresion de la imagen 31 A su vez la sombra proporciona solidez y volumen a la vez que puede generar efectos dramaticos de diverso signo 18 En las montanas de Sierra Nevada en California 1868 de Albert Bierstadt Museo Smithsoniano de Arte Americano Washington D C En la representacion pictorica de la luz es esencial distinguir su naturaleza natural artificial y establecer su origen intensidad y calidad cromatica La luz natural depende de diversos factores como la estacion del ano la hora del dia luz auroral diurna crepuscular o nocturna de la luna o las estrellas o la climatologia Por su parte la luz artificial es diferente segun su procedencia una vela una antorcha un fluorescente una lampara luces de neon etc En cuanto al origen puede estar focalizado o actuar de forma difusa sin origen determinado De la luz depende el cromatismo de la imagen ya que segun su incidencia un objeto puede tener diversas tonalidades asi como los reflejos ambientes y sombras proyectadas 32 En una imagen iluminada el color se considera saturado en su correcto nivel de iluminacion mientras que el color en sombra siempre tendra un valor tonal mas oscuro y sera el que determine el relieve y el volumen 33 Tras el diluvio 1886 1891 de George Frederick Watts Watts Gallery Compton La luz va ligada al espacio por lo que en pintura esta intimamente ligada con la perspectiva la forma de representar un espacio tridimensional en un soporte bidimensional como es la pintura Asi en la perspectiva lineal la luz cumple la funcion de resaltar los objetos de generar el volumen a traves del modelado en forma de gradaciones luminosas mientras que en la perspectiva aerea se buscan los efectos de luz tal cual son percibidos por el espectador en el medio ambiente como un elemento mas presente en la realidad fisica representada Cabe tener en cuenta que el foco de luz puede estar presente en el cuadro o no puede tener una procedencia directa o indirecta interna o externa al cuadro 34 La luz define el espacio mediante el modelado de volumenes que se consigue con el contraste entre luces y sombras la relacion entre los valores de luces y sombras propias define las caracteristicas volumetricas de la forma con una escala de valores que puede ir desde un fundido suave hasta un contraste duro 35 Los limites espaciales pueden ser objetivos cuando estan producidos por personas objetos arquitecturas elementos naturales y otros factores de corporalidad o subjetivos cuando proceden de sensaciones como la atmosfera la profundidad un hueco un abismo etc En la percepcion humana la luz crea cercania y la oscuridad lejania por lo que un degradado luz oscuridad da sensacion de profundidad 36 De la luz dependen aspectos como el contraste el relieve la textura el volumen los degradados o la calidad tactil de la imagen El juego de luces y sombras ayuda a definir la situacion y orientacion de los objetos en el espacio Para su correcta representacion se deben tener en cuenta su forma densidad y extension asi como sus diferencias de intensidad Tambien cabe tener en cuenta que aparte de sus cualidades fisicas la luz puede generar efectos dramaticos y otorgar al cuadro un cierto ambiente emocional 37 Cotopaxi 1862 de Frederic Edwin Church Detroit Institute of Arts El contraste es un factor fundamental en la pintura es el lenguaje con el que se conforma la imagen Existen dos tipos de contraste el luminico que puede ser por claroscuro luz y sombra o por superficie un punto de luz que brilla mas que el resto y el cromatico que puede ser tonal contraste entre dos tonos o por saturacion un color vivo con otro neutro Ambos tipos de contraste no son excluyentes de hecho coinciden en una misma imagen la mayoria de las veces El contraste puede tener diversos niveles de intensidad y su regulacion es la principal herramienta del artista para lograr la expresion apropiada para su obra 38 Del contraste entre luz y sombra depende la expresion tonal que el artista quiera otorgar a su obra que puede ir desde la suavidad hasta la dureza lo que otorga un menor o mayor grado de dramatizacion El contraluz por ejemplo es uno de los recursos que aportan mayor dramatismo ya que produce unas sombras alargadas y tonos mas oscuros 32 Ruinas de la capilla de Holyrood a la luz de la luna 1824 de Louis Daguerre Walker Art Gallery Liverpool La correspondencia entre luz y sombra y el color se consigue mediante la valoracion tonal los tonos mas claros se encuentran en las zonas mas iluminadas del cuadro y los mas oscuros en las que reciben menos iluminacion Una vez el artista establece los valores tonales escoge las gamas de color mas apropiadas para su representacion Los colores se pueden aclarar u oscurecer hasta conseguir el efecto deseado para aclarar se anade a un color otros colores afines como son los grupos de colores calientes o colores frios mas claros asi como cantidades de blanco hasta encontrar el tono adecuado para oscurecer se anaden colores oscuros afines y algo de azul o de sombra En general la sombra se confecciona mezclando un color con un tono mas oscuro ademas de azul y un complementario del color propio como amarillo y azul oscuro rojo y azul primario o magenta y verde 39 Del color depende la armonia luminica y cromatica de un cuadro es decir la relacion entre las partes de un cuadro para crear cohesion Hay varias formas de armonizar se puede hacer mediante gamas melodicas monocromas y de tono dominante con un solo color como base al que se va cambiando el valor y el tono si se cambia el valor con blanco o negro es una monocromia mientras que si se cambia el tono es una gama melodica simple por ejemplo tomando el rojo como tono dominante se puede matizar con diversos tonos de rojo bermellon cadmio carmin o con naranja rosa violeta granate salmon gris calido etc Otro metodo son los trios armonicos que consiste en combinar tres colores equidistantes entre si en el circulo cromatico tambien pueden ser cuatro en cuyo caso hablamos de cuaternas Otra forma es la combinacion de gamas termicas calidas y frias colores calidos son por ejemplo el rojo naranja morado y verde amarillento ademas del negro frios son azul verde y violeta asi como el blanco esta precepcion del color respecto a su temperatura es subjetiva y procede de la Teoria de los colores de Goethe Tambien se puede armonizar entre colores complementarios que es la que produce mayor contraste cromatico Por ultimo las gamas quebradas consisten en la neutralizacion mediante la mezcla de colores primarios y sus complementarios lo que produce intensos efectos luminicos ya que la vibracion cromatica es mas sutil y los colores saturados resaltan mas 40 Tecnicas Editar Articulo principal Tecnicas de pintura Pintura al oleo El emparrado 1914 de Santiago Rusinol coleccion privada La calidad y aspecto de la representacion luminica va unida en muchos casos a la tecnica empleada De las diversas tecnicas y materiales depende en buena medida la expresion y los diversos efectos luminicos de una obra En el dibujo sea a lapiz o al carboncillo los efectos de luz se consiguen a traves de la dualidad blanco negro donde el blanco es por lo general el color del papel existen lapices de colores pero producen poco contraste por lo que no son muy adecuados para el claroscuro y los efectos de luz Con el lapiz se suele trabajar con linea y tramado o bien mediante manchas difuminadas El carboncillo admite la utilizacion de aguadas y de tiza o creta blanca para anadir toques de luz asi como sanguina o sepia 41 Otra tecnica monocroma es la tinta china que genera claroscuros muy violentos sin valores intermedios por lo que es un medio muy expresivo 42 Acuarela Cataratas del Rin en Schaffhausen 1841 de Joseph Mallord William Turner Princeton University Art Museum La pintura al oleo consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo oleoso aceite de linaza nuez almendra o avellana aceites animales anadiendo aguarras para que seque mejor 43 La pintura al oleo es la que mejor permite valorar los efectos luminicos y los tonos cromaticos 44 Es una tecnica que produce colores vivos e intensos efectos de brillos y resplandores y permite un trazo libre y fresco asi como una gran riqueza de texturas Por otro lado gracias a la larga pervivencia en estado fluido permite correcciones posteriores Para su aplicacion se pueden emplear pinceles espatulas o rasquetas lo que permite multiples texturas desde capas finas y veladuras hasta gruesos empastes que producen una luz mas densa 45 La pintura al pastel se elabora con un lapiz de pigmento de diversos colores minerales con aglutinantes caolin yeso goma arabiga latex de higo cola de pescado azucar candi etc amasado con cera y jabon de Marsella y cortado en forma de barritas El color se debe extender con un difumino un cilindro de piel o papel que se usa para difuminar los trazos de color 43 El pastel reune las cualidades del dibujo y la pintura y aporta frescor y espontaneidad 46 La acuarela es una tecnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua con aglutinantes como la goma arabiga o la miel usando como blanco el del propio papel Conocida desde el antiguo Egipto ha sido una tecnica usada en todas las epocas aunque con mas intensidad durante los siglos xviii y xix 43 Al ser una tecnica humeda aporta una gran transparencia lo que destaca mas el efecto luminoso del color blanco Por lo general se realizan primero los tonos claros dejando espacios en el papel para el blanco puro luego se aplican los tonos oscuros 47 En la pintura acrilica al colorante se le anade un aglutinante plastico que produce un secado rapido y es mas resistente a los agentes corrosivos La rapidez de secado permite la adicion de multiples capas para corregir defectos y produce colores planos y veladuras El acrilico se puede trabajar por degradado difuminado o contrastado mediante manchas planas o empastando el color como en la tecnica del oleo 48 Generos Editar Pintura religiosa Expulsion Luna y luz de fuego 1828 de Thomas Cole Museo Thyssen Bornemisza Madrid En funcion del genero pictorico la luz tiene diversas consideraciones ya que su incidencia es distinta en interiores que en exteriores sobre objetos que sobre personas En interiores la luz generalmente tiende a crear ambientes intimos por lo general un tipo de luz indirecta que se filtra por puertas o ventanas o tamizada por cortinas u otros elementos En estos espacios se suelen desarrollar escenas de ambito privado que se ven reforzadas por los contrastes de luces y sombras intensas o suaves naturales o artificiales con zonas en penumbras y atmosferas influidas por el polvo en gravitacion y otros efectos originados por estos espacios Un genero aparte de la pintura en interiores es el bodegon o naturaleza muerta en la que se suelen mostrar una serie de objetos o alimentos dispuestos como en un aparador En estas obras el artista puede manipular la luz a voluntad generalmente con efectos dramaticos como luces laterales frontales cenitales contraluces contrapicados etc La principal dificultad consiste en la correcta valoracion de los tonos y texturas de los objetos asi como sus brillos y transparencias dependiendo del material 49 Pintura de genero Experimento con un pajaro en una bomba de aire 1768 de Joseph Wright of Derby The National Gallery Londres En exteriores el principal genero es el paisaje quiza el mas relevante en relacion a la luz en cuanto a que su presencia es fundamental ya que cualquier exterior se halla envuelto en una atmosfera luminica determinada por la hora del dia y las condiciones climatologicas y ambientales Existen tres principales modalidades de paisajes conocidas por los terminos ingleses landscape paisaje de tierra seascape marina y skyscape paisaje de cielo El principal reto del artista en estas obras es captar el tono preciso de la luz natural segun la hora del dia la estacion del ano las condiciones de vision que pueden estar afectadas por fenomenos como la nubosidad la lluvia o la niebla y una infinidad de variables que se pueden presentar en un medio tan volatil como el paisaje En numerosas ocasiones los artistas han salido a pintar a la naturaleza para captar sus impresiones de primera mano un metodo de trabajo que se conoce con el termino frances en plen air a pleno aire equivalente de al aire libre Tambien existe la variante del paisaje urbano frecuente sobre todo desde el siglo XX en la que un factor a tener en cuenta es la iluminacion artificial de las ciudades y la presencia de luces de neon y otro tipo de efectos en general en estas imagenes los planos y contrastes son mas diferenciados con sombras duras y colores artificiales y agrisados 50 Desnudo Sueno de Endimion 1791 de Anne Louis Girodet de Roussy Trioson Museo del Louvre Paris La luz es tambien fundamental para la representacion de la figura humana en pintura ya que afecta al volumen y genera diversos limites segun los juegos de luz y sombra lo que delimita el perfil anatomico La luz permite matizar la superficie del cuerpo y proporciona una sensacion de tersura y suavidad a la piel Es importante la focalizacion de la luz ya que su direccion interviene en el contorno general de la figura y en la iluminacion de su entorno por ejemplo la luz frontal hace desaparecer las sombras atenuando el volumen y la sensacion de profundidad a la vez que remarca el color de la piel En cambio una iluminacion parcialmente lateral provoca sombras y proporciona relieve a los volumenes y si es desde un costado la sombra cubre el lado opuesto de la figura que aparece con un volumen realzado Por otro lado a contraluz el cuerpo se muestra con un halo caracteristico en su contorno mientras que el volumen adquiere una sensacion ingravida Con una iluminacion cenital la proyeccion de sombras desdibuja el relieve y da una apariencia algo fantasmagorica igual que pasa iluminando desde abajo aunque este ultimo es poco frecuente Un factor determinante es el de las sombras que generan una serie de contornos aparte de los anatomicos que proporcionan dramatismo a la imagen Junto a los reflejos luminosos la gradacion de sombras genera una serie de efectos de gran riqueza en la figura que el artista puede explotar de diversas maneras para conseguir distintos resultados de mayor o menor efectismo Tambien hay que tener en cuenta que la luz directa o la sombra sobre la piel modifican el color variando la tonalidad desde el caracteristico rosa palido hasta el gris o el blanco La luz tambien puede ser tamizada por objetos que se interpongan en su trayectoria como cortinas telas jarrones u objetos varios lo que genera diversos efectos y coloridos sobre la piel 51 En relacion al ser humano es caracteristico el genero del retrato en el que la luz interviene de forma decisiva para el modelado del rostro Su elaboracion parte de las mismas premisas que las del cuerpo humano con el anadido de una mayor exigencia en la representacion fidedigna de los rasgos fisonomicos e incluso la necesidad de plasmar la psicologia del personaje El dibujo es fundamental para modelar las facciones acorde al modelo y al partir de ahi la luz y el color son de nuevo el vehiculo de traslacion de la imagen visual a su representacion en el lienzo 52 En el siglo XX surgio la abstraccion como nuevo lenguaje pictorico en el que la pintura se reduce a imagenes no figurativas que ya no describen la realidad sino conceptos o sensaciones del propio artista quien juega con la forma el color la luz la materia el espacio y otros elementos de forma totalmente subjetiva y no sujeta a convencionalismos Pese a la ausencia de imagenes concretas de la realidad circundante la luz aun tiene presencia en numerosas ocasiones generalmente aportando luminosidad a los colores o creando efectos de claroscuro por contraposicion de valores tonales 53 Factor cronologico Editar La Aurora 1606 de Adam Elsheimer Herzog Anton Ulrich Museum Brunswick Otro aspecto en el que la luz es un factor determinante es en el tiempo en la representacion del tiempo cronologico en la pintura Hasta el Renacimiento los artistas no representaban un tiempo especifico en la pintura y por lo general la unica diferencia luminica era entre luces de exterior y de interior En numerosas ocasiones es dificil identificar en una obra la hora escpecifica del dia ya que ni la direccion de la luz ni su calidad ni la dimension de las sombras son elementos determinantes para reconocer un determinado momento horario La noche era raramente representada hasta practicamente el manierismo y en los casos en que se recurria a un ambiente nocturno era porque lo requeria la narracion o por algun aspecto simbolico en La anunciacion a los pastores de Giotto o en la Anunciacion de Ambrogio Lorenzetti el ambiente nocturno contribuye a acentuar el halo de misterio en torno al nacimiento de Cristo en San Jorge y el dragon de Uccello la noche representa el mal el mundo en el que vive el dragon Por otro lado incluso en temas narrativos que ocurren de noche como la Ultima Cena o la cena de Emaus este factor es en ocasiones soslayado deliberadamente como en la Ultima cena de Andrea del Sarto ambientada con una luz diurna 54 Generalmente la ambientacion cronologica de una escena ha ido ligada a su correlato narrativo si bien de una forma aproximada y con determinadas licencias por parte del artista Practicamente hasta el siglo XIX no se llego a un grado total de plasmacion fidedigna de la hora del dia debido mas que nada al uso completo y exacto de toda la franja horaria por la civilizacion industrial gracias a los avances en iluminacion artificial Pero asi como en la edad contemporanea el tiempo ha tenido un componente mas realista antiguamente era un factor mas bien narrativo que acompanaba a la accion representada el amanecer era un tiempo de viaje o caza el mediodia de accion o su posterior reposo el atardecer de regreso o de reflexion la noche era sueno miedo o aventura o bien diversion y pasion el nacimiento era matutino la muerte nocturna 55 La tarde o Las ilusiones perdidas 1843 de Charles Gleyre coleccion privada La dimension temporal empezo a cobrar relevancia en el siglo XVII cuando artistas como Claudio de Lorena o Salvator Rosa empezaron a desligar la pintura de paisaje de un contexto narrativo y a elaborar obras en las que la protagonista era la naturaleza con las unicas variaciones de la hora del dia o la estacion del ano Esta nueva concepcion se fue desarrollando con el vedutismo dieciochesco y el paisaje romantico novecentista y culmino con el impresionismo 56 La primera luz del dia es la del alba amanecer o aurora en ocasiones se diferencia la aurora que seria el primer resplandor del cielo del amanecer que corresponderia a la salida del sol Hasta el siglo XVII el alba apenas aparecia en pequenos trozos de paisaje generalmente tras una puerta o una ventana pero nunca se utilizaba para iluminar el primer plano La luz del alba generalmente tiene efectos esfumados por lo que hasta la aparicion de la perspectiva aerea leonardesca no era muy utilizada En su Diccionario de las Bellas Artes del Diseno 1797 Francesco Milizia afirma que la aurora colorea dulcemente la extremidad de los cuerpos comienza a disipar las tinieblas de la noche y el aire prenado aun de vapores deja los objetos vacilantes Pero el sol aun no ha aparecido por lo tanto las sombras no pueden ser muy sensibles Todos los cuerpos deben participar de la frescura del aire y quedar en una especie de media tinta El fondo del cielo quiere ser de un azul oscuro para que se destaque mejor la boveda celeste y aparezca el origen de luz alli el cielo se coloreara de un encarnado bermejo desde una cierta altura con bandas alternativamente doradas y plateadas que disminuiran de vivacidad a medida que se alejan del sitio de donde sale la luz Para Milizia la luz del amanecer era la mas idonea para la representacion de paisajes 57 Atardecer 1881 de Francis Augustus Silva New Britain Museum of American Art New Britain Connecticut El mediodia y las horas inmediatamente anteriores y posteriores han supuesto siempre un marco estable para una representacion objetiva de la realidad si bien es dificil precisar en la mayoria de pinturas el momento exacto dependiendo de las diferentes intensidades luminicas Por otro lado el mediodia exacto era desaconsejado por su extrema refulgencia hasta el punto que Leonardo aconsejaba que si lo haces al mediodia manten la ventana tapada de tal manera que el sol iluminandola todo el dia no haga cambiar la situacion Tambien Milizia senala que Puede el pintor imitar la luminosidad del mediodia que encandila la vista No pues entonces que no lo haga Si alguna vez se debe tratar algun hecho ocurrido a mediodia que el sol se esconda entre nubes arboles montes y edificios y que se senale aquel astro mediante algunos rayos que escapen a aquellos obstaculos Que se considere entonces que los cuerpos no dan sombras o poca y que los colores por la excesiva vivacidad de la luz aparecen menos vivos que en las horas en que la luz es mas atenuada La mayoria de tratados de arte aconsejaban la luz de la tarde que fue la mas empleada sobre todo desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII Vasari aconsejaba colocar el sol al oriente porque la figura que se realiza tiene un gran relieve y se consigue gran bondad y perfeccion 58 Noche puerto a la luz de la luna 1771 de Claude Joseph Vernet Museo del Louvre Paris El ocaso se solia circunscribir en los inicios de la pintura moderna a una boveda celeste caracterizada por su color rojizo sin una correspondencia exacta con la iluminacion de las figuras y objetos Fue de nuevo con Leonardo que se inicio un estudio mas naturalista de la luz crepuscular senalando en sus notas que el enrojecimiento de las nubes junto con el enrojecimiento del sol hace enrojecer a todo lo que toma luz de ellos y la parte de los cuerpos que no se ve ese enrojecimiento permanece del color del aire y quien ve tales cuerpos le parece que son de dos colores y de esto no puedes escapar ya que mostrando la causa de tales sombras y luces tu debes hacer las sombras y las luces participantes de las mencionadas causas si no tu trabajo es vano y falso Para Milizia este momento es arriesgado ya que cuanto mas esplendidos son estos accidentes el crepusculo llameante siempre es un exceso tanto mas se deben observar para representarlos bien 59 Por ultimo la noche ha sido siempre una singularidad dentro de la pintura hasta el punto de constituir un genero propio el nocturno En estas escenas la luz procede de la luna las estrellas o de algun tipo de iluminacion artificial fogatas antorchas velas o mas recientemente luz de gas o electrica La justificacion para una escena nocturna se ha dado generalmente a partir de temas iconograficos ocurridos en esta franja horaria En el siglo XIV la pintura empezo a alejarse del contenido simbolico y conceptual del arte medieval en busca de un contenido figurativo basado en un eje espacio temporal mas objetivo Los artistas renacentistas eran refractarios a la ambientacion nocturna por cuanto su experimentacion en el terreno de la perspectiva lineal requeria de un marco objetivo y estable en el que la plena luz era indispensable Asi Lorenzo Ghiberti afirmo que no es posible que se vea en las tinieblas y Leonardo escribio que tinieblas significa completa privacion de luz Leonardo aconsejaba una escena nocturna unicamente con iluminacion de un fuego como un mero artificio para volver diurna una escena nocturna Sin embargo el esfumado leonardesco abrio una primera puerta a una representacion naturalista de la noche gracias a la disminucion cromatica en la distancia en el que el blanco azulado del aire luminoso leonardesco se puede convertir en un negro azulado para la noche asi como el primero crea un efecto de lejania el segundo provoca cercania la dilucion del fondo en la penumbra Esta tendencia tendra su punto culminante en el tenebrismo barroco en el que la oscuridad se emplea para anadir dramatismo a la escena y para enfatizar ciertas partes del cuadro muchas veces con un aspecto simbolico Por otra parte en el siglo XVII la representacion de la noche adquiere un caracter mas cientifico especialmente gracias al invento del telescopio por Galileo y a una mas detallada observacion del cielo nocturno Por ultimo los avances en iluminacion artificial en el siglo XIX potenciaron la conquista del horario nocturno que se convierte en un horario de ocio y diversion circunstancia que fue especialmente plasmada por los impresionistas 60 Todo el aquel de ser pintor consiste en distinguir la luz de cada dia de la semana mas que en distinguir los colores Quien no distingue el rojo del azul y del amarillo Pero hay muy pocos que distingan la luz del domingo de la del viernes o el miercoles 61 Ramon Perez de AyalaSimbologia Editar La luz del mundo 1853 de William Holman Hunt Keble College Universidad de Oxford Cristo llama a una puerta que representa el alma humana y lleva un farol en alusion a su frase yo soy la luz del mundo aquel que me siga no andara en las tinieblas pues tendra la luz de la vida Juan 8 12 62 La luz ha tenido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la pintura un componente estetico que identifica la luz con la belleza asi como un significado simbolico especialmente relacionado con la religion pero tambien con el conocimiento el bien la felicidad y la vida 63 o en general lo espiritual e inmaterial 64 En ocasiones se ha equiparado la luz del Sol con la inspiracion y la imaginacion y la de la Luna con el pensamiento racional 64 Por contraposicion las sombras y las tinieblas representan el mal la muerte la ignorancia la inmoralidad las desgracias o lo secreto 64 Asi muchas religiones y filosofias a lo largo de la historia se han basado en la dicotomia entre la luz y la oscuridad como Ahura Mazda y Ahriman el ying y el yang los angeles y demonios el espiritu y la materia etc 64 En general la luz se ha asociado a lo inmaterial y espiritual probablemente por su aspecto etereo e ingravido y esa asociacion se ha extendido muchas veces a otros conceptos relacionados con la luz como el color la sombra el fulgor la evanescencia etc 23 Extracto de la portada de la Enciclopedia 1772 cargado de simbolismo la figura del centro representa la verdad rodeada por una brillante luz el simbolo central de la iluminacion dos figuras situadas a la derecha la razon y la filosofia estan rasgando el velo que cubre la verdad La identificacion de la luz con un significado trascendente proviene de la antiguedad y probablemente existio en la mente de muchos artistas y religiosos antes de plasmarse la idea por escrito En muchas religiones antiguas se identificaba la deidad con la luz como el Baal semitico el Ra egipcio o el Ahura Mazda iranio 65 Los pueblos primitivos ya tenian un concepto trascendental de la luz la llamada metafora de la luz generalmente ligada a la inmortalidad que relacionaba el mas alla con la luz de las estrellas Muchas culturas esbozaron un lugar de luz infinita donde reposaban las almas concepto tambien recogido por Aristoteles y diversos Padres de la Iglesia como san Basilio y san Agustin Por otro lado muchos ritos religiosos se basaban en la iluminacion para purificar el alma desde la antigua Babilonia hasta los pitagoricos 66 En la mitologia griega Apolo era el dios del Sol y a menudo ha sido representado en arte dentro de un disco de luz 67 Por otro lado Apolo era tambien el dios de la belleza y de las artes un claro simbolismo entre la luz y estos dos conceptos 19 Tambien se relaciona con la luz la diosa del amanecer Eos Aurora en la mitologia romana 68 En la Antigua Grecia la luz era sinonimo de vida y se solia relacionar tambien con la belleza En ocasiones se relacionaba la fluctuacion de la luz con los cambios emocionales asi como con la capacidad intelectual En cambio la sombra tenia un componente negativo se relacionaba con lo oscuro y escondido con las fuerzas malignas como las sombras espectrales del Tartaro 69 Los griegos tambien relacionaban el sol con la luz inteligente fῶs noeton un principio conductor del movimiento del universo y Platon establecio un paralelismo entre la luz y el conocimiento 66 Cristo resucitado 1512 1516 de Matthias Grunewald altar de Isenheim Museum Unterlinden Colmar Los antiguos romanos distinguian entre lux fuente luminosa y lumen rayos de luz que emanan de esa fuente terminos que empleaban segun el contexto asi por ejemplo lux gloriae o lux intelligibilis o lumen naturale o lumen gratiae 66 En el cristianismo tambien se suele asociar a Dios con la luz una tradicion que se remonta al filosofo Pseudo Dionisio Areopagita De la jerarquia celeste De los nombres divinos que adapto una similar procedente del neoplatonismo Para este autor del siglo V la Luz deriva del Bien y es imagen de la Bondad Posteriormente en el siglo IX Juan Escoto Erigena definio a Dios como el padre de las luces 70 Ya la Biblia comienza con la frase hagase la luz Ge 1 3 y senala que Dios vio que la luz era buena Ge 1 4 Este bueno tenia en hebreo un sentido mas etico pero en su traduccion al griego se empleo el termino kalos kalos bello en el sentido de la kalokagathia que identificaba bondad y belleza aunque posteriormente en la Vulgata latina se hizo una traduccion mas literal bonum en vez de pulchrum quedo fijada en la mentalidad cristiana la idea de la belleza intrinseca del mundo como obra del Creador Por otro lado las Sagradas Escrituras identifican la luz con Dios y Jesus llega a afirmar yo soy la luz del mundo aquel que me siga no andara en las tinieblas pues tendra la luz de la vida Juan 8 12 71 Esta identificacion de la luz con la divinidad llevo a la incorporacion en las iglesias cristianas de una lampara conocida como luz eterna asi como la costumbre del encendido de cirios para recordar a los difuntos y diversos otros ritos 72 El triunfo del Dia sobre la Noche precedido de la Aurora 1882 de Antonio Caba Museo Nacional de Arte de Cataluna La luz esta presente tambien en otros ambitos de la religion cristiana la Concepcion de Jesus en Maria se realiza en forma de rayo de luz tal como se aprecia en numerosas representaciones de la Anunciacion 63 de igual forma representa la Encarnacion tal como expreso Pseudo San Bernardo como el esplendor del sol atraviesa el vidrio sin romperlo y penetra su solidez en su impalpable sutileza sin abrirlo cuando entra y sin romperlo cuando sale asi el Verbo Dios penetra en el vientre de Maria y sale de su seno intacto 73 Este simbolismo de la luz que atraviesa el vidrio es el mismo concepto que se aplico a los vitrales goticos donde la luz simboliza la omnipresencia divina 73 Otro simbolismo relacionado con la luz es el que identifica a Jesus con el Sol y a Maria como la Aurora que lo precede 68 Ademas de todo ello en el cristianismo la luz puede significar tambien la verdad la virtud y la salvacion 74 En patristica la luz es simbolo de eternidad y mundo celestial segun san Bernardo las almas separadas del cuerpo seran zambullidas en un oceano inmenso de luz eterna y de eternidad luminosa 75 Por otro lado en el cristianismo antiguo el bautismo era llamado inicialmente iluminacion 76 En el cristianismo ortodoxo la luz es mas que un simbolo un aspecto real de la divinidad segun Vladimir Lossky Una realidad que puede ser aprehensible por el ser humano tal como expresa san Simeon el Nuevo Teologo Dios no se aparece nunca como imagen o figura cualesquiera sino que se muestra en su simplicidad formado por la luz sin forma incomprensible inefable 73 Por la oposicion de la luz y las tinieblas este elemento ha sido usado tambien en ocasiones como ahuyentador de los demonios por lo que a menudo se ha representado la luz en diversos actos y ceremonias como la circuncision los bautizos las bodas o los funerales en forma de candelas o fuegos 77 La exaltacion de la Cruz del Tabernaculo de Francfort h 1605 de Adam Elsheimer Instituto de arte Stadel Francfort del Meno En la iconografia cristiana la luz esta presente igualmente en los halos de los santos que se solian confeccionar especialmente en el arte medieval con un nimbo dorado un circulo de luz situado alrededor de la cabeza de santos angeles y miembros de la Sagrada Familia En La Anunciacion de Fra Angelico ademas del halo el artista situo unos rayos de luz irradiando de la figura del arcangel Gabriel para enfatizar su divinidad igual recurso que emplea con la paloma que simboliza el Espiritu Santo 78 En otras ocasiones es el propio Dios quien se representa en forma de rayos de sol como en El bautismo de Cristo 1445 de Piero della Francesca 79 Los rayos tambien pueden significar la ira de Dios como en La tempestad 1505 de Giorgione 80 En otras ocasiones la luz representa la eternidad o divinidad en el genero de la vanitas los haces de luz solian enfocar los objetos cuya fugacidad se queria resaltar como simbolo de lo efimero de la vida como en Vanidades 1645 de Harmen Steenwijck donde un potente rayo de luz ilumina la calavera del centro del cuadro 81 Conversion de san Pablo 1876 de Domenico Morelli catedral de Altamura Entre los siglos xiv y xv los pintores italianos usaron luces de aspecto sobrenatural en escenas nocturnas para representar milagros asi por ejemplo en la Anunciacion a los pastores de Taddeo Gaddi Santa Croce Florencia o en la Estigmatizacion de san Francisco de Gentile da Fabriano 1420 coleccion privada En el siglo XVI tambien se usaron luces sobrenaturales de efectos brillantes para senalar hechos milagrosos como en el Cristo resucitado de Matthias Grunewald 1512 1516 altar de Isenheim Museum Unterlinden Colmar o en la Anunciacion de Tiziano 1564 San Salvatore Venecia En la centuria siguiente Rembrandt y Caravaggio identificaron en sus obras la luz con la gracia divina y como agente de accion contra el mal 82 El Barroco fue el periodo en que la luz cobro mayor simbolismo en el arte medieval la luminosidad de los fondos de los halos de los santos y otros objetos conseguida generalmente con pan de oro era un atributo que no se correspondia con la luminosidad real mientras que en el Renacimiento respondia mas a un afan de experimentacion y de delectacion estetica Rembrandt fue el primero en aunar ambos conceptos la luz divina es una luz real sensorial pero con una fuerte carga simbolica un instrumento de revelacion 83 La creacion de la luz por medio de la palabra del Creador 1866 de Gustave Dore Entre los siglos xvii y xviii las teorias misticas de la luz se fueron abandonando a medida que se iba imponiendo el racionalismo filosofico De la luz trascendental o divina se evoluciono a un nuevo simbolismo de la luz que la identificaba con conceptos como el conocimiento la bondad o el renacimiento y se oponia a la ignorancia el mal y la muerte 84 Descartes hablaba de una luz interna capaz de captar las verdades eternas concepto tambien recogido por Leibniz quien distinguio entre lumiere naturelle luz natural y lumiere revelee luz revelada 85 Mujer ante la salida del sol 1818 1820 de Caspar David Friedrich Museo Folkwang Essen Esta obra simboliza la comunion con la naturaleza En el siglo XIX la luz fue relacionada por los romanticos alemanes Friedrich Schlegel Friedrich Schelling Georg Wilhelm Friedrich Hegel con la naturaleza en un sentido panteista de comunion con la naturaleza Para Schelling la luz era un medio en el que se movia el alma universal Weltseele Para Hegel la luz era la idealidad de la materia el cimiento del mundo material 85 Entre los siglos xix y xx se impuso una vision mas cientifica de la luz La ciencia habia intentado desentranar la naturaleza de la luz desde los inicios de la Edad Moderna con dos principales teorias la corpuscular defendida por Descartes y Newton y la ondulatoria defendida por Christiaan Huygens Thomas Young y Augustin Jean Fresnel Mas adelante James Clerk Maxwell presento una teoria electromagnetica de la luz Finalmente Albert Einstein aglutino las teorias corpuscular y ondulatoria 86 La luz tambien puede tener un caracter simbolico en la pintura de paisaje en general el amanecer y el paso de la noche al dia representan el plan divino o sistema cosmico que trasciende la simple voluntad del ser humano el alba tambien simboliza la renovacion y redencion de Cristo En otras ocasiones el sol y la luna se han asociado a diversas fuerzas vitales asi el sol y el dia se asocian a lo masculino la fuerza y la energia vital y la luna y la noche a lo femenino el descanso el sueno y la espiritualidad en ocasiones incluso la muerte 87 En otras religiones la luz tambien tiene un significado trascendente en el budismo representa la verdad y la superacion de la materia en el ascenso al nirvana En el hinduismo es sinonimo de sabiduria y de la comprension espiritual de la participacion con la divinidad atman tambien es la manifestacion de Krishna el Senor de la Luz 72 En el islam es el nombre sagrado Nur Segun el Coran 24 35 Ala es la luz de los cielos y de la tierra Luz sobre luz Ala guia a su luz a quien el quiere 75 En el Zohar de la Cabala judia aparece la luz primordial Or o Awr y senala que el universo se reparte entre los imperios de la luz y de las tinieblas tambien en las sinagogas judias suele haber una lampara de luz eterna o ner tamid Por ultimo en la masoneria se considera la busqueda de la luz el ascenso a los diversos grados masonicos algunos de los simbolos masonicos como el compas el cartabon y el libro sagrado se llaman grandes luces tambien a los principales funcionarios masonicos se les llama luces 72 Por otro lado la iniciacion en la masoneria se llama recibir la luz 88 La luz es la mas alegre de las cosas es el simbolo de todo lo que es bueno y saludable En todas las religiones significa la salvacion eterna 6 Arthur SchopenhauerHistoria EditarArticulo principal Historia de la pintura Ifigenia en Tauride c 62 d C fresco del triclinium de la casa de los Vettii Pompeya La utilizacion de la luz es intrinseca a la pintura por lo que de forma directa o indirecta esta presente desde tiempos prehistoricos cuando ya las pinturas rupestres buscaban efectos luminicos y de relieve gracias al aprovechamiento de las rugosidades de las paredes donde se representaban estas escenas Sin embargo hasta el arte clasico grecorromano no se produjeron serios intentos de una mayor experimentacion en la representacion tecnica de la luz Francisco Pacheco en El arte de la pintura 1649 senala que la adumbracion la invento Surias samio cubriendo o manchando la sombra de un caballo mirado a la luz del sol 89 Por otro lado se atribuye a Apolodoro de Atenas la invencion del claroscuro un procedimiento de contraste entre luces y sombras para producir efectos de realidad luminica en una representacion bidimensional como es la pintura 90 Los efectos de luces y sombras fueron tambien desarrollados por los escenografos griegos en una tecnica denominada skiagraphia consistente en la contraposicion de blancos y negros para crear contraste hasta el punto que fueron denominados pintores de sombras 91 En Grecia surgieron tambien los primeros estudios cientificos sobre la luz Aristoteles afirmo en relacion a los colores que son mezclas de diferentes fuerzas de la luz solar y de la luz del fuego del aire y del agua asi como que la oscuridad es debida a la privacion de luz 92 Uno de los mas afamados pintores griegos fue Apeles uno de los pioneros en la representacion de la luz en la pintura 93 De Apeles dijo Plinio que era el unico que pintaba lo que no se puede pintar truenos relampagos y rayos Otro pintor destacado fue Nicias de Atenas del que Plinio elogiaba el cuidado que ponia en la luz y la sombra para alcanzar la apariencia del relieve 94 Con la aparicion de la pintura de paisaje se desarrollo un nuevo metodo para representar la distancia mediante gradaciones de luces y sombras contrastando mas el plano mas cercano al espectador y difuminando progresivamente con la distancia Estos primeros paisajistas creaban el modelado mediante tramas de luces y sombras sin mezclar los colores en la paleta Claudio Ptolomeo expuso en su optica como los pintores creaban la ilusion de profundidad mediante distancias que parecian veladas por el aire 95 En general los contrastes mas fuertes se hacian en las zonas mas proximas al observador y se iban reduciendo progresivamente hacia el fondo Esta tecnica fue recogida por el arte paleocristiano y bizantino como se aprecia en el mosaico absidal de Sant Apollinare in Classe y llego incluso hasta la India como se denota en los murales budistas de Ajanta 96 En el siglo V el filosofo Juan Filopono en su comentario de la Meteorologia de Aristoteles esbozo una teoria sobre el efecto subjetivo de la luz y la sombra en la pintura que hoy se conoce como regla de Filopono Si aplicamos blanco y negro sobre la misma superficie y luego los contemplamos desde lejos el blanco parecera siempre mucho mas proximo y el negro mas lejano Por lo tanto cuando los pintores quieren que algo parezca hueco como un pozo una cisterna una zanja o una cueva lo pintan de negro o marron Pero cuando quieren que algo parezca prominente como los pechos de una muchacha una mano extendida o las patas de un caballo aplican el negro sobre las areas contiguas de manera que estas parezcan retroceder y las partes que hay entre ellas adelantarse 97 El buen pastor c 200 catacumba de Domitila Roma Este efecto era ya conocido de forma empirica por los pintores antiguos Ciceron opinaba que los pintores veian mas que las personas normales in umbris et eminentia en las sombras y las eminencias es decir la profundidad y la protuberancia Y Pseudo Longino en su obra Sobre lo sublime decia que aunque los colores de sombra y luz se encuentran en el mismo plano uno al lado del otro la luz salta inmediatamente a la vista y no solo parece sobresalir sino realmente estar mas cerca 98 El arte helenistico gustaba de los efectos de luz especialmente en la pintura de paisaje como se denota en los estucos de La Farnesina El claroscuro fue muy utilizado en la pintura romana como se denota en las arquitecturas ilusorias de los frescos de Pompeya aunque desaparecio durante la Edad Media 90 Vitruvio recomendaba como mas idonea para la pintura la luz del norte al ser mas constante debido a su poca mutabilidad en el tono 99 Posteriormente en el arte paleocristiano se evidencio el gusto por los contrastes entre luz y sombra como se vislumbra en las pinturas sepulcrales cristianas y en los mosaicos de Santa Pudenciana y Santa Maria la Mayor de tal forma que en ocasiones se ha denominado a este estilo como impresionismo antiguo 100 El arte bizantino heredo el empleo de toques de luz de forma ilusionista que se realizaba en el arte pompeyano pero asi como en el original su principal funcion era naturalista aqui es ya una formula retorica alejada de la representacion de la realidad 101 En el arte bizantino asi como en el arte romanico en el que influyo poderosamente se valoraba mas la luminosidad y esplendor de brillos y reflejos especialmente del oro y piedras preciosas con un componente mas estetico que pictorico ya que estos brillos eran sinonimo de belleza de un tipo de belleza mas espiritual que material Estos briilos se identificaban con la luz divina como hizo el abad Suger para justificar su gasto en joyas y materiales preciosos 102 Tanto el arte griego como el romano sentaron las bases del estilo conocido como clasicismo que tiene como principales premisas la veracidad la proporcion y la armonia La pintura clasicista se basa fundamentalmente en el dibujo como herramienta de diseno previo sobre el que se aplica el pigmento teniendo en cuenta una correcta proporcion de cromatismo y sombreado Estos preceptos sentaron las bases de una forma de entender el arte que ha perdurado durante toda la historia con una serie de altibajos ciclicos en que se han seguido en mayor o menor medida algunos de los periodos en que se ha retornado a los canones clasicos han sido el Renacimiento el clasicismo barroco el neoclasicismo y el academicismo 103 Arte medieval Editar Articulo principal Pintura gotica Virgen en el trono con el Nino angeles y santos 1308 1311 tabla central de la cara anterior de la Maesta de Duccio Museo dell Opera Metropolitana del Duomo Siena El historiador del arte Wolfgang Schone dividio la historia de la pintura en funcion de la luz en dos periodos luz propia eigenlicht que se corresponderia con el arte medieval y luz iluminante beleuchtungslicht que se desarrollaria en el arte moderno y contemporaneo Uber das Licht in der Malerei Berlin 1979 104 En la Edad Media la luz tuvo en el arte un fuerte componente simbolico ya que se consideraba reflejo de la divinidad Dentro de la filosofia escolastica medieval surgio una corriente denominada estetica de la luz que identificaba la luz con la belleza divina e influyo en gran medida en el arte medieval principalmente el gotico 105 las nuevas catedrales goticas eran mas luminosas con amplios ventanales que inundaban el espacio interior que era indefinido sin limites como concrecion de una belleza absoluta infinita La introduccion de nuevos elementos arquitectonicos como el arco ojival y la boveda de cruceria junto al uso de contrafuertes y arbotantes para sustentar el peso del edificio permitieron la apertura de ventanales cubiertos con vitrales que colmaban de luz el interior que gano en transparencia y luminosidad 106 Estos vitrales permitian matizar la luz que entraba por ellos creando fantasticos juegos de luces y colores fluctuantes en las distintas horas del dia que se reflejaban de forma armonica en el interior de los edificios 107 La luz se asociaba con la divinidad pero tambien con la belleza y la perfeccion segun san Buenaventura De Intelligentii la perfeccion de un cuerpo depende de su luminosidad perfectio omnium eorum quae sunt in ordine universo est lux Guillermo de Auxerre Summa Aurea tambien relaciono belleza y luz de tal forma que un cuerpo es mas o menos bello segun su grado de resplandor 108 Esta nueva estetica fue paralela en muchos momentos a los avances de la ciencia en materias como la optica y la fisica de la luz especialmente gracias a los estudios de Roger Bacon En esta epoca fueron conocidos tambien los trabajos de Alhacen que serian recogidos por Witelo en De perspectiva h 1270 1278 y Adam Pulchrae Mulieris en Liber intelligentiis h 1230 109 El beso de Judas 1304 1306 de Giotto capilla de los Scrovegni Padua El nuevo protagonismo otorgado a la luz en epoca medieval influyo poderosamente en todos los generos artisticos hasta el punto de que Daniel Boorstein senala que fue el poder de la luz el que produjo las formas artisticas mas modernas porque la luz mensajero casi instantaneo de la sensacion es el elemento mas veloz y transitorio 110 Ademas de la arquitectura la luz influyo especialmente en la miniatura con manuscritos iluminados con colores vivos y brillantes generalmente gracias a la utilizacion de colores puros blanco rojo azul verde oro y plata que daban a la imagen una gran luminosidad sin matices ni claroscuros La conjugacion de estos colores elementales genera luz por la concordancia de conjunto gracias a la aproximacion de las tintas sin tener que recurrir a efectos de sombreado para perfilar los contornos La luz irradia de los objetos que son luminosos sin necesidad del juego de volumenes que sera caracteristico en la pintura moderna En especial la utilizacion del oro genero en la miniatura medieval zonas de gran intensidad luminica muchas veces contrastadas con tonos frios y claros para proporcionar mayor cromatismo 111 Sin embargo en pintura la luz no tuvo el protagonismo que tuvo en arquitectura la luz propia medieval era ajena a la realidad y sin contacto con el espectador ya que ni procedia de fuera al carecer de fuente de luz ni salia hacia fuera ya que no expandia luz No se utilizaba el claroscuro ya que la sombra estaba proscrita al ser considerada refugio del mal La luz se consideraba de origen divino y vencedora de las tinieblas por lo que iluminaba todo por igual con la consecuencia de la falta de modelado y volumen en los objetos hecho que redundaba en la imagen ingravida e incorporea que se buscaba para acentuar la espiritualidad 104 Aunque se percibe un mayor interes por la representacion de la luz es con un caracter mas simbolico que naturalista Asi como en arquitectura las vidrieras creaban un espacio donde la iluminacion cobraba un caracter trascendente en pintura se desarrollo una escenificacion espacial a traves de los fondos de oro que si bien no representaban un espacio fisico si suponian un ambito metafisico vinculado a lo sagrado Esta luz gotica suponia una iluminacion fingida y creaba un tipo de imagen irreal que trascendia la mera naturaleza 112 La luz no natural del arte gotico tambien se presenta como portadora de un mundo de imagenes de gran opulencia figurativa cuya potencia actua con fuerza extraordinaria sobre el alma del hombre 113 Otto Georg von Simson Natividad 1490 de Geertgen tot Sint Jans The National Gallery Londres El fondo de oro reforzo el simbolismo sagrado de la luz las figuras se ven inmersas en un espacio indeterminado de luz no natural un escenario de caracter sagrado donde las figuras y objetos forman parte del simbolismo religioso Cennino Cennini Il libro dell Arte recopilo diversos procedimientos tecnicos para la utilizacion del pan de oro en pintura fondos ropajes nimbos que continuaron vigentes hasta el siglo XVI 114 El pan de oro era usado con profusion especialmente en halos y fondos como se aprecia en la Maesta de Duccio que brillaba intensamente en el interior de la catedral de Siena En ocasiones antes de aplicar el pan de oro se extendia una capa de arcilla roja tras humedecer la superficie y situar el pan de oro se alisaba y pulia con marfil o una piedra lisa Para conseguir mas brillo y atrapar la luz se hacian incisiones en el dorado 115 Cabe destacar que en la pintura de inicios del gotico no hay sombras sino que toda la representacion esta uniformemente iluminada segun Hans Jantzen en la medida en que la pintura medieval suprime la sombra eleva su luz sensible a la potencia de una luz suprasensible 116 En la pintura gotica se percibe una progresiva evolucion en la utilizacion de la luz el gotico lineal o franco gotico se caracterizo por el dibujo lineal y el fuerte cromatismo y otorgo mayor relevancia a la luminosidad del color plano que a la tonalidad destacando el pigmento cromatico frente a la gradacion luminica 117 Con el gotico italico o trecentista se inicio una utilizacion mas naturalista de la luz que se caracterizo por la aproximacion realizada a la representacion de la profundidad que cristalizaria en el Renacimiento con la perspectiva lineal los estudios sobre anatomia y el analisis de la luz para conseguir la matizacion tonal como se aprecia en la obra de Cimabue Giotto Duccio Simone Martini y Ambrogio Lorenzetti 118 En el gotico flamenco surgio la tecnica de la pintura al oleo que proporcionaba colores mas brillantes y permitia su gradacion en diversas gamas cromaticas a la vez que facilitaba mayor minuciosidad en los detalles Jan van Eyck Rogier van der Weyden Hans Memling Gerard David 119 Entre los siglos xiii y xiv surgio en Italia una nueva sensibilidad hacia una representacion mas naturalista de la realidad que tuvo como uno de sus factores coadyuvantes el estudio de una luz realista en la composicion pictorica En los frescos de la capilla de los Scrovegni Padua Giotto estudio como distinguir superficies planas y curvas por la presencia o ausencia de degradados y como distinguir la orientacion de superficies planas por tres tonos mas ligero para superficies horizontales medio para superficies verticales frontales y mas oscuro para superficies verticales que retroceden 120 Giotto fue el primer pintor en representar la luz solar un tipo de iluminacion suave transparente pero que ya servia para modelar las figuras y realzar la calidad de las ropas y los objetos 121 Por su parte Taddeo Gaddi en su Anunciacion a los pastores capilla Baroncelli Santa Croce Florencia represento la luz divina en una escena nocturna con una fuente de luz visible y una rapida caida en el patron de distribucion de luz caracteristica de fuentes puntuales de luz a traves de unos contrastes de color amarillo y violeta 122 La adoracion del Cordero Mistico del Poliptico de Gante 1432 catedral de San Bavon Gante de Hubert y Jan van Eyck En los Paises Bajos los hermanos Hubert y Jan van Eyck y Robert Campin buscaron la forma de plasmar diversos juegos de luces en superficies de diferentes texturas y brillo imitando los reflejos de la luz sobre espejos y superficies metalicas y remarcando la brillantez de joyas y gemas de colores Triptico de Merode de Campin 1425 1428 Poliptico de Gante de Hubert y Jan van Eyck 1432 122 Hubert fue el primero en desarrollar un cierto sentido de saturacion de la luz en sus Horas de Turin 1414 1417 en las que recreo los primeros paisajes modernos de la pintura occidental segun Kenneth Clark 123 En estos pequenos paisajes el artista recrea efectos como el reflejo del cielo vespertino en el agua o la luz que centellea en las olas de un lago unos efectos que no se volveran a ver hasta el paisajismo holandes del siglo XVII 124 En el Poliptico de Gante 1432 catedral de San Bavon Gante de Hubert y Jan el paisaje de La adoracion del Cordero Mistico se deshace en luz en las celestiales lontananzas del fondo con una sutileza que solo lograria posteriormente el barroco Claudio de Lorena 125 Jan van Eyck desarrollo los experimentos luminicos de su hermano y logro plasmar una luminosidad atmosferica de aspecto naturalista en sus obras en cuadros como la Virgen del canciller Rolin 1435 Museo del Louvre Paris 100 o El matrimonio Arnolfini 1434 The National Gallery Londres donde combina la luz natural que entra por dos ventanas laterales con la de una unica vela encendida en el candelero que tiene aqui un valor mas simbolico que plastico ya que simboliza la vida humana 126 En el taller de Van Eyck se desarrollo la pintura al oleo que otorgo una mayor luminosidad a la pintura gracias a las veladuras por lo general aplicaban una primera capa de tempera mas opaca sobre la que aplicaban el oleo pigmentos molidos en aceite que es mas transparente mediante diversas capas finas que dejaban pasar la luz consiguiendo mayor luminosidad profundidad y riqueza tonal y cromatica 127 Otros artistas holandeses que destacaron en la expresion luminica fueron Dirk Bouts quien en sus obras realza con la luz el colorido y en general el sentido plastico de la composicion Petrus Christus cuya utilizacion de la luz se acerca a una cierta abstraccion de las formas y Geertgen tot Sint Jans autor en algunas de sus obras de sorprendentes efectos luminicos como en su Natividad 1490 National Gallery Londres donde la luz emana del cuerpo del Nino Jesus en la cuna simbolo de la Gracia Divina 128 La anunciacion a los pastores 1328 30 de Taddeo Gaddi capilla Baroncelli Santa Croce Florencia Anunciacion entre los santos Ansano y Margarita 1333 de Simone Martini Galeria Uffizi Florencia La huida a Egipto c 1405 1408 Libro de horas del mariscal Boucicaut Museo Jacquemart Andre Paris Natividad 1424 del Maestro Francke Kunsthalle de Hamburgo Tabla central del Triptico de Merode 1425 1428 de Robert Campin Museo Metropolitano de Arte Nueva York El matrimonio Arnolfini 1434 de Jan van Eyck The National Gallery Londres El Juicio Final 1452 de Petrus Christus Staatliche Museen Berlin La Resurreccion 1455 de Dirk Bouts Museo Norton Simon Pasadena California Arte de la Edad Moderna Editar Articulo principal Arte de la Edad Moderna Coronacion de la Virgen 1435 de Fra Angelico Galeria Uffizi Florencia Renacimiento Editar Articulo principal Pintura renacentista El arte de la Edad Moderna no confundir con arte moderno que se suele emplear como sinonimo de arte contemporaneo se inicio con el Renacimiento surgido en Italia en el siglo XV Quattrocento un estilo influido por el arte clasico grecorromano e inspirado en la naturaleza con un componente mas racional y mesurado basado en la armonia y la proporcion Surgio la perspectiva lineal como nuevo metodo de composicion y la luz se volvio mas naturalista con un estudio empirico de la realidad fisica 129 La cultura renacentista supuso el retorno al racionalismo al estudio de la naturaleza la investigacion empirica con especial influencia de la filosofia clasica grecorromana La teologia paso a un segundo plano y el objeto de estudio del filosofo volvio a ser el ser humano humanismo 130 En el Renacimiento se generalizo el uso del lienzo como soporte y la tecnica de la pintura al oleo especialmente en Venecia desde 1460 El oleo aportaba una mayor riqueza cromatica y facilitaba la representacion de brillos y efectos luminicos que se podian representar en una mayor gama de matices 131 En general la luz renacentista solia ser intensa en los primeros planos disminuyendo progresivamente hacia el fondo 132 Era una iluminacion fija lo que suponia una abstraccion respecto a la realidad ya que creaba un espacio aseptico subordinado al caracter idealizante de la pintura renacentista para reconvertir este espacio ideal en una atmosfera real se siguio un lento proceso basado en la subordinacion de los valores volumetricos a los efectos luminicos a traves de la disolucion de la solidez de las formas en el espacio luminoso 104 Natividad predela de la Adoracion de los Reyes Magos 1423 de Gentile da Fabriano Galeria Uffizi Florencia Durante esta epoca se recupero el claroscuro como metodo para dar relieve a los objetos al tiempo que se profundizo en el estudo del degradado como tecnica para disminuir la intensidad del color y el modelado para graduar los diversos valores de luces y sombras 133 La luz natural renacentista no solo determinaba el espacio de la composicion pictorica sino tambien el volumen de figuras y objetos Es una luz que pierde el caracter metaforico de la luz gotica y se convierte en una herramienta de medida y ordenacion de la realidad que conforma un espacio plastico a traves de una representacion naturalista de los efectos luminicos Incluso cuando la luz conserva un referente metaforico en escenas religiosas es una luz subordinada a la composicion realista 134 La luz tuvo una especial relevancia en la pintura de paisaje genero en el que significo la transicion de una representacion de tipo simbolico en el arte medieval a una transcripcion naturalista de la realidad La luz es el medio que unifica todas las partes de la composicion en un todo estructurado y coherente Segun Kenneth Clark el sol brilla por primera vez en el paisaje de la Huida a Egipto que Gentile da Fabriano pinto en su Adoracion de 1423 Este sol es un disco de oro lo cual es una reminiscencia del simbolismo medieval pero su luz es ya plenamente naturalista que se derrama sobre la ladera del monte genera sombras y crea el espacio compositivo de la imagen 135 En el Renacimiento surgieron los primeros tratados teoricos sobre la representacion de la luz en la pintura Leonardo da Vinci dedico buena parte de su Tratado sobre la pintura al estudio cientifico de la luz Alberto Durero investigo un procedimiento matematico para determinar la ubicacion de sombras proyectadas por objetos iluminados por luces de fuentes puntuales como la luz de una vela Giovanni Paolo Lomazzo dedico el cuarto libro de su Trattato 1584 a la luz en el que ordena la luz de forma descendiente desde la luz solar primaria la luz divina y la luz artificial hasta la luz secundaria reflejada por cuerpos iluminados mas debil 122 Cennino Cennini recogio en su tratado Il libro dell arte la regla de Filopono sobre la creacion de distancia mediante contrastes cuanto mas alejadas quieras que parezcan las montanas mas oscuro haras tu color y cuanto mas proximas quieras que parezcan mas claros haras los colores 136 El sueno de Constantino Leyenda de la cruz 1452 1466 de Piero della Francesca basilica de San Francisco Arezzo Otro referente teorico fue Leon Battista Alberti quien en su tratado De pictura 1435 senalo la indisolubilidad de la luz y el color y afirmo que los filosofos dicen que ningun objeto es visible si no esta iluminado y no tiene color Por ello afirman que entre la luz y el color existe una gran interdependencia dado que se hacen visibles reciprocamente 137 En su tratado Alberti senalaba tres conceptos fundamentales en pintura circumscriptio dibujo contorno compositio disposicion de los elementos y luminum receptio iluminacion 138 Afirmaba que el color es una cualidad de la luz y que colorear es dar luz a un cuadro 137 Alberti senalo que el relieve en pintura se conseguia con los efectos de luz y sombra lumina et umbrae y advertia que en la superficie sobre la que caen los rayos de luz el color es mas claro y luminoso y que el color se vuelve mas oscuro donde la fuerza de la luz disminuye gradualmente 139 Igualmente hablo del uso del color blanco como principal herramienta para crear brillo el pintor no tiene otra cosa que el pigmento blanco album colorem para imitar el destello fulgorem de las superficies mas pulidas igual que no tiene nada mas que el negro para representar la mas extrema oscuridad de la noche Asi cuanto mas oscuro sea el tono general del cuadro mas posibilidades tiene el artista de crear efectos de luz pues resaltaran mas 140 La batalla de San Romano 1456 de Paolo Uccello Museo del Louvre Paris Las teorias de Alberti influyeron notablemente en la pintura florentina de mediados del siglo XV de tal manera que este estilo es denominado en ocasiones pittura di luce pintura de luz representada por Domenico Veneziano Fra Angelico Paolo Uccello Andrea del Castagno y las primeras obras de Piero della Francesca 137 Domenico Veneziano que como su nombre indica era originario de Venecia aunque establecido en Florencia fue el introductor de un estilo mas basado en el color que en la linea 141 En una de sus obras maestras La Virgen y el Nino con san Francisco san Juan Bautista san Cenobio y santa Lucia c 1445 Uffizi Florencia logro una representacion verosimilmente naturalista conjugando las nuevas tecnicas de representacion de la luz y el espacio La solidez de las formas esta solidamente fundamentada en el modelado luz sombra pero ademas la imagen tiene una ambientacion serena y radiante que proviene de la clara luz del sol que inunda el patio donde transcurre la escena uno de los sellos estilisticos de este artista 142 Fra Angelico sintetizo el simbolismo de la luz espiritual del cristianismo medieval con el naturalismo de la luz cientifica renacentista Supo distinguir entre la luz del alba del mediodia y del crepusculo una luz difusa y no contrastada como de una eterna primavera lo que otorga a sus obras un aura de serenidad y placidez que refleja su espiritualidad interior 143 En Escenas de la vida de san Nicolas 1437 Pinacoteca Vaticana Roma aplico el metodo de Alberti de equilibrar mitades iluminadas y sombreadas especialmente en la figura de espaldas y en el fondo montanoso 139 Uccello fue tambien un gran innovador en el terreno de la iluminacion pictorica en sus obras como La batalla de San Romano 1456 Museo del Louvre Paris cada objeto esta concebido de forma independiente con una iluminacion propia que define su corporeidad en conjuncion con los valores geometricos que determinan su volumen Estos objetos se aglutinan en una composicion escenografica con un tipo de iluminacion artificial que recuerda la de las artes escenicas 144 El nacimiento de Venus 1485 de Sandro Botticelli Galeria Uffizi Florencia Por su parte Piero della Francesca uso la luz como principal elemento de definicion espacial estableciendo un sistema de composicion volumetrica en que incluso las figuras quedan reducidas a meros esquemas geometricos como en El bautismo de Cristo 1440 1445 The National Gallery Londres Segun Giulio Carlo Argan Piero no se plantea una transmision de la luz sino una fijacion de la luz que convierte las figuras en referencias de una determinada definicion del espacio 145 Realizo estudios cientificos de perspectiva y optica De prospectiva pingendi y en sus obras llenas de una luminosidad coloristica de gran belleza utiliza la luz como elemento tanto expresivo como simbolico como se aprecia en sus frescos de San Francisco de Arezzo 146 Della Francesca fue uno de los primeros artistas modernos en pintar escenas nocturnas como El sueno de Constantino Leyenda de la cruz 1452 1466 San Francisco de Arezzo 147 Asimilo con inteligencia el luminismo de la escuela flamenca que combino con el espacialismo florentino en algunos de sus paisajes se aprecian unas lontananzas luminicas que recuerdan a los hermanos Van Eyck aunque transcritas con la dorada luz mediterranea de su Umbria natal 148 El tributo de la moneda 1424 1427 de Masaccio capilla Brancacci Santa Maria del Carmine Florencia Masaccio fue pionero en utilizar la luz para enfatizar el dramatismo de la escena como se observa en sus frescos de la capilla Brancacci de Santa Maria del Carmine Florencia 149 donde emplea la luz para configurar y modelar el volumen al tiempo que la combinacion de luces y sombras sirve para determinar el espacio En estos frescos Masaccio consiguio una sensacion de perspectiva sin recurrir a la geometria como seria habitual en la perspectiva lineal sino distribuyendo la luz entre las figuras y demas elementos de la representacion 150 En El tributo de la moneda por ejemplo situo una fuente de luz externa al cuadro que ilumina las figuras oblicuamente proyectando sombras en el suelo con las que juega el artista 151 A caballo entre el gotico y el Renacimiento Gentile da Fabriano fue tambien un pionero en la utilizacion naturalista de la luz en la predela de la Adoracion de los Magos 1423 Uffizi Florencia distinguio entre fuentes de luz naturales artificiales y sobrenaturales con una tecnica de hojas de oro y grafito para crear la ilusion de luz mediante un modelado tonal 122 Sandro Botticelli fue un pintor goticizante que se alejo del estilo naturalista iniciado por Masaccio y retorno a un cierto concepto simbolico de la luz 152 En El nacimiento de Venus 1483 1485 Uffizi Florencia simbolizo con la contraposicion luz oscuridad la dicotomia entre materia y espiritu en consonancia con las teorias neoplatonicas de la Academia Florentina de la que era seguidor en la parte izquierda del cuadro la luz corresponde al alba tanto fisica como simbolica ya que el personaje femenino que aparece abrazada a Cefiro es Aurora la diosa del amanecer en la parte derecha mas oscura se situa la tierra y el bosque como elementos metaforicos de la materia mientras que el personaje que tiende un manto a Venus es la Hora que personifica el tiempo Venus se encuentra en el centro entre el dia y la noche entre el mar y la tierra entre lo divino y lo humano 153 Cristo en el monte de los Olivos 1459 de Giovanni Bellini The National Gallery Londres En Venecia surgio una notable escuela pictorica caracterizada por el uso del lienzo y la pintura al oleo donde la luz tenia un papel fundamental en la estructuracion de las formas al tiempo que se otorgaba una gran relevancia al color el cromatismo seria el principal sello distintivo de esta escuela como lo seria en el siglo XVI con el manierismo Sus principales representantes fueron Carlo Crivelli Antonello da Messina y Giovanni Bellini 131 En el Retablo de san Job c 1485 Gallerie dell Accademia Venecia Bellini junto por primera vez la perspectiva lineal florentina con el colorido veneciano aglutinando espacio y atmosfera y saco el maximo partido a la nueva tecnica del oleo iniciada en Flandes con lo que creo un nuevo lenguaje artistico que fue rapidamente imitado 154 Segun Kenneth Clark Bellini nacio con el mayor don del paisajista sensibilidad emotiva a la luz 155 En su Cristo en el monte de los Olivos 1459 National Gallery Londres hizo de los efectos de luz la fuerza motriz del cuadro con un valle en sombras en el que se asoma el sol naciente por las colinas Esta luz emotiva se aprecia tambien en su Resurreccion de los Staatliche Museen de Berlin 1475 1479 donde la figura de Jesus irradia una luz que bana a los soldados dormidos 156 Asi como en sus primeras obras predominan los amaneceres y atardeceres en su produccion madura aprecia mas la plena luz del dia en la que las formas se funden con la atmosfera general Sin embargo tambien sabia sacar provecho de las luces frias y palidas del invierno como en la Virgen de la pradera 1505 National Gallery Londres donde un palido sol pugna con las sombras del primer plano creando un fugaz efecto de luz marmorea 157 La Gioconda 1503 1519 de Leonardo da Vinci Museo del Louvre Paris En el Renacimiento surgio la tecnica del esfumado tradicionalmente atribuida a Leonardo da Vinci consistente en la degradacion de los tonos luminicos para difuminar los contornos y dar asi sensacion de lejania Esta tecnica pretendia dar una mayor verosimilitud a la representacion pictorica al crear unos efectos semejantes a los de la vision humana en entornos de amplia perspectiva La tecnica consistia en una progresiva aplicacion de veladuras y en el plumeado de las sombras para conseguir un degradado suave entre las diversas partes de luz y sombra del cuadro con una gradacion tonal conseguida con progresivos retoques sin dejar rastro de la pincelada Se denomina tambien perspectiva aerea ya que sus resultados se asemejan a la vision en un ambiente natural determinado por efectos atmosfericos y del entorno Esta tecnica fue empleada ademas de Leonardo por Durero Giorgione y Bernardino Luini y mas tarde por Velazquez y otros pintores barrocos 158 Leonardo se preocupo esencialmente de la percepcion la observacion de la naturaleza Buscaba la vida en la pintura la cual encontro en el color en la luz del cromatismo En su Tratado de la pintura 1540 expuso que la pintura es la suma de la luz y la oscuridad claroscuro lo que da movimiento vida segun Leonardo la tiniebla es el cuerpo y la luz el espiritu siendo la mezcla de ambos la vida 159 En su tratado establecio que la pintura es composicion de luz y de sombras combinada con las diversas calidades de todos los colores simples y compuestos 160 Tambien distinguio entre iluminacion lume y brillo lustro y advirtio que los cuerpos opacos con superficie dura y aspera nunca generan lustre en ninguna parte iluminada 161 El polimata florentino incluia la luz entre los componentes principales de la pintura y la senalaba como un elemento que articula la representacion pictorica y que condiciona la estructura espacial y el volumen y cromatismo de los objetos y figuras 162 Tambien se preocupo por el estudio de las sombras y sus efectos que analizo junto a la luz en su tratado Distinguio asimismo entre sombra ombra y oscuridad tenebre siendo la primera una oscilacion entre claridad y oscuridad 163 Tambien estudio la pintura nocturna para la que aconsejaba la presencia del fuego como medio de iluminacion y consigno las diferentes gradaciones necesarias de luz y color segun la distancia a la fuente de luz 164 Leonardo fue uno de los primeros artistas en preocuparse por el grado de iluminacion del taller del pintor sugiriendo que para desnudos o carnaciones el taller debia tener luces descubiertas y muros de color rojo mientras que para retratos los muros debian ser negros y la luz difuminada por un entoldado 133 Los sutiles efectos de claroscuro de Leonardo se perciben en sus retratos femeninos en los que las sombras inciden en los rostros como sumergiendose en una atmosfera sutil y misteriosa En estas obras abogaba por las luces intermedias afirmando que los contornos y figuras de cuerpos oscuros se distinguen mal en la oscuridad asi como en la luz pero en las zonas intermedias entre la luz y la sombra se les percibe mejor 165 Asimismo sobre el color escribio que los colores situados en las sombras participaran en mayor o menor grado de su belleza natural segun se situen en una oscuridad mayor o menor Pero si los colores se situan en un espacio luminoso entonces poseeran una belleza tanto mayor cuanto esplendorosa sea la luminosidad 166 Mira la luz y considera su belleza Parpadea y vuelve a mirarla lo que ahora ves de la luz antes no estaba y lo que habia antes ya no existe 167 Leonardo da Vinci Liberacion de San Pedro 1514 de Rafael Museos Vaticanos Ciudad del Vaticano El otro gran nombre de principios del Cinquecento fue Rafael una artista sereno y equilibrado cuya obra muestra un cierto idealismo encuadrado en una tecnica realista de gran virtuosismo ejecutorio 168 Segun Giovanni Paolo Lomazzo Rafael ha dado la luz encantadora amorosa y dulce de manera que sus figuras aparecen bellas gratas e intrincadas en sus contornos y dotadas de tal relieve que parecen moverse 169 Algunas de sus soluciones luminicas fueron bastante innovadoras con unos recursos a medio camino entre Leonardo y Caravaggio como se aprecia en La transfiguracion 1517 1520 Museos Vaticanos Ciudad del Vaticano en que divide la imagen en dos mitades la celestial y la terrenal cada una con distintos recursos pictoricos 170 En la Liberacion de San Pedro 1514 Museos Vaticanos Ciudad del Vaticano realizo una escena nocturna en la que destaca la luz que irradia el angel del centro que otorga sensacion de profundidad a la vez que se refleja en las corazas de los guardias creando unos intensos efectos luminicos Esta fue quiza la primera obra que incluia una iluminacion artificial con un sentido naturalista la luz que irradia del angel influye en la iluminacion de los objetos de su entorno al tiempo que diluye las formas lejanas 171 Fuera de Italia Alberto Durero se preocupo de la luz especialmente en sus paisajes a la acuarela tratados con un detallismo casi topografico en los que demuestra una especial delicadeza en la captacion de la luz con unos efectos poeticos que preludian el paisaje sentimental del romanticismo 172 Albrecht Altdorfer mostro una sorprendente utilizacion de la luz en La batalla de Alejandro en Issos 1529 Alte Pinakothek Munich donde la aparicion del sol entre las nubes produce una refulgencia sobrenatural unos efectos de luces burbujeantes que anteceden igualmente al romanticismo 173 Matthias Grunewald fue un artista solitario y melancolico cuya original obra refleja un cierto misticismo en el tratamiento de los temas religiosos con un estilo emotivo y expresionista todavia de raices medievales Su principal obra fue el altar de Isenheim 1512 1516 Museum Unterlinden Colmar en el que destaca el halo refulgente en el que situa su Cristo resucitado 174 A caballo entre el gotico y el Renacimiento se halla la inclasificable obra de El Bosco un artista flamenco dotado de una gran imaginacion autor de imagenes oniricas que siguen sorprendiendo por su fantasia y originalidad En sus obras y especialmente en sus fondos paisajisticos se denota una gran destreza en el uso de la luz en diferentes circunstancias temporales y ambientales pero ademas supo recrear en sus escenas infernales efectos fantasticos de llamas y fuegos asi como luces sobrenaturales y otros originales efectos especialmente en obras como El juicio final c 1486 1510 Groenige Museum Brujas Visiones del Mas Alla c 1490 Palacio Ducal de Venecia El jardin de las delicias c 1500 1505 Museo del Prado Madrid El carro de heno c 1500 1502 Museo del Prado Madrid o Las tentaciones de san Antonio c 1501 Museo de Bellas Artes de Lisboa El Bosco tenia predileccion por los efectos de luz generados por el fuego por el fulgor de las llamas lo que dio origen a una nueva serie de cuadros en los que destacaban los efectos de luces violentas y fantasticas originadas por el fuego como se denota en una obra de artista anonimo vinculado al taller de Lucas van Leyden Lot y sus hijas c 1530 Museo del Louvre Paris o en algunas obras de Joachim Patinir como Caronte cruzando la laguna Estigia c 1520 1524 Museo del Prado Madrid o Paisaje con la destruccion de Sodoma y Gomorra c 1520 Museo Boymans Van Beuningen Roterdam 175 Estos efectos tambien influyeron sobre Giorgione asi como algunos pintores manieristas como Lorenzo Lotto Dosso Dossi y Domenico Beccafumi 176 San Nicolas salva a un barco de la tempestad 1425 de Gentile da Fabriano Pinacoteca Vaticana Ciudad del Vaticano Bautismo de Cristo 1472 1475 de Andrea del Verrocchio Galeria Uffizi Florencia Virgen del Magnificat 1483 de Sandro Botticelli Uffizi Florencia Detalle del panel derecho El infierno de El jardin de las delicias c 1500 1505 de El Bosco Museo del Prado Madrid Caronte cruzando la laguna Estigia c 1520 1524 de Joachim Patinir Museo del Prado Madrid La batalla de Alejandro en Issos 1529 de Albrecht Altdorfer Alte Pinakothek Munich Lot y sus hijas c 1530 anonimo Museo del Louvre ParisManierismo Editar Articulo principal Pintura manierista Conversion de san Pablo 1549 de Miguel Angel Capilla Paulina Ciudad del Vaticano Al Renacimiento sucedio a mediados del siglo XVI el manierismo un movimiento que abandono la naturaleza como fuente de inspiracion para buscar un tono mas emotivo y expresivo en el que cobro importancia la interpretacion subjetiva que el artista hacia de la obra de arte con gusto por la forma sinuosa y estilizada con deformacion de la realidad perspectivas distorsionadas y atmosferas efectistas En este estilo la luz se utilizo de forma efectista con un tratamiento irreal buscando una luz coloreada de origenes diversos tanto una fria luz de luna como una calida luz de fuego 177 El manierismo rompio con la plena luz renacentista al introducir escenas nocturnas con intensos juegos cromaticos entre luces y sombras y un ritmo dinamico alejado de la armonia renacentista 178 La luz manierista en contraposicion al clasicismo renacentista asumio una funcion mas expresiva con un origen natural pero un tratamiento irreal un factor desarticulador del equilibrio clasicista como se percibe en la obra de Pontormo Rosso o Beccafumi 179 En el manierismo se rompio el esquema optico renacentista de luz y sombra al suprimir la relacion visual entre la fuente de luz y las partes iluminadas del cuadro asi como en los pasos intermedios de gradacion El resultado fueron fuertes contrastes de colorido y claroscuro y un aspecto artificioso y refulgente de las partes iluminadas independizadas de la fuente de luz 104 La Natividad 1522 de Correggio Galeria de Pinturas de los Maestros Antiguos Dresde A caballo entre el clasicismo renacentista y el manierismo se situa la obra de Miguel Angel uno de los mas renombrados artistas de talla universal Su utilizacion de la luz fue en general con criterios plasticos pero en ocasiones la utilizo como recurso dramatico especialmente en sus frescos de la Capilla Paulina Crucifixion de san Pedro y Conversion de San Pablo 1549 Situados en paredes contrapuestas el artista valoro la entrada de la luz natural en la capilla que iluminaba una de las paredes y dejaba la otra en la penumbra en la parte mas oscura situo la Crucifixion un tema mas adecuado para la ausencia de luz lo que enfatiza la tragedia de la escena intensificada en su aspecto simbolico por la mortecina luz del atardecer que se percibe en el horizonte en cambio la Conversion recibe la luz natural pero al tiempo la composicion pictorica tiene mas luminosidad especialmente por el potente rayo de luz que sale de la mano de Cristo y se proyecto sobre la figura de Saulo que gracias a esta intervencion divina se convierte al cristianismo 180 Pentecostes 1546 de Tiziano Santa Maria della Salute Venecia Otro referente del manierismo fue Correggio el primer artista segun Vasari en aplicar un tono oscuro en contraposicion a la luz para producir efectos de profundidad al tiempo que desarrollaba de forma magistral el esfumado leonardesco a traves de luces difusas y degradados En su obra La Natividad 1522 Gemaldegalerie Alte Meister Dresde fue el primero en mostrar el nacimiento de Jesus como un milagro de luz una asimilacion que seria habitual desde entonces 181 En La Asuncion de la Virgen 1526 1530 pintada en la cupula de la catedral de Parma creo un efecto ilusionista con figuras vistas desde abajo sotto in su que seria antecedente del ilusionismo optico barroco en esta obra destacan los sutiles matices de sus carnaciones asi como el luminico rompimiento de gloria de su parte superior 182 Jacopo Pontormo discipulo de Leonardo desarrollo un estilo fuertemente emotivo dinamico y con irreales efectos de espacio y escala en el que se vislumbra un gran dominio del color y la luz aplicado por manchas de color especialmente el rojo 183 Domenico Beccafumi destaco por su colorismo su fantasia y sus insolitos efectos luminicos como en El nacimiento de la Virgen 1543 Pinacoteca Nacional de Siena 184 Rosso Fiorentino tambien desarrollo un colorido insolito y unos fantasiosos juegos de luces y sombras como en su Descendimiento de Cristo 1521 Pinacoteca Comunale de Volterra 185 Luca Cambiasso mostro un gran interes por la iluminacion nocturna por lo que se le considera un antecedente del tenebrismo 186 Bernardino Luini discipulo de Leonardo mostro en la Virgen del rosal c 1525 1530 Pinacoteca de Brera un tratamiento leonardesco de la luz 187 Junto a este manierismo mas caprichoso surgio en Venecia una escuela de estilo mas sereno que destaco por el tratamiento de la luz que subordino la forma plastica a los valores luminicos como se aprecia en la obra de Giorgione Tiziano Tintoretto y Veronese 100 En esta escuela se funden la luz y el color y la perspectiva lineal renacentista se sustituye por la perspectiva aerea cuya utilizacion culminara en el Barroco 188 La tecnica empleada por estos pintores venecianos se denomina tonalismo consistia en la superposicion de veladuras para formar la imagen mediante la modulacion del color y la luz que son armonizados a traves de relaciones de tono modulandolos en un espacio de apariencia verosimil El color asume la funcion de luz y sombra y son las relaciones cromaticas las que realizan los efectos de volumen En esta modalidad el tono cromatico depende de la intensidad de la luz y la sombra el valor del color 189 La tempestad 1508 de Giorgione Galeria de la Academia de Venecia Giorgione llevo a Venecia la influencia leonardesca Fue un artista original uno de los primeros especializados en cuadros de gabinete para coleccionistas privados y el primero en subordinar el tema de la obra a la evocacion de estados de animo Vasari lo consideraba junto a Leonardo uno de los fundadores de la pintura moderna 190 Gran innovador reformulo la pintura de paisaje tanto en composicion como en iconografia con imagenes concebidas en profundidad con una cuidadosa modulacion de los valores cromaticos y luminicos como se denota en una de sus obras maestras La tempestad 1508 Gallerie dell Accademia Venecia 191 Tiziano fue un virtuoso en la recreacion de atmosferas vibrantes con sutiles matices de luz logrados con infinitas variaciones conseguidas tras un estudio minucioso de la realidad y un habil manejo de los pinceles que demostraba una gran maestria tecnica 192 En su Pentecostes 1546 Santa Maria della Salute Venecia hizo brotar de la paloma que representa el Espiritu Santo unos rayos de luz que acaban en lenguas de fuego sobre las cabezas de la Virgen y los apostoles con unos sorprendentes efectos luminicos que resultaron innovadores para su epoca 193 Esta investigacion evoluciono paulatinamente a unos efectos cada vez de mayor dramatismo dando mas enfasis a la iluminacion artificial como se aprecia en El martirio de san Lorenzo 1558 iglesia de los Jesuitas Venecia donde combina la luz de las antorchas y del fuego de la parrilla donde es martirizado el santo con el efecto sobrenatural de un potente relampago de luz divina en el cielo que se proyecta sobre la figura del santo Esta experimentacion luminica influyo en la obra de artistas como Veronese Tintoretto Jacopo Bassano y El Greco 194 La Ultima Cena 1592 1594 de Tintoretto basilica de San Giorgio Maggiore Venecia Tintoretto gustaba de pintar encerrado en su taller con las ventanas cerradas a la luz de velas y antorchas por lo que a sus cuadros se les suele denominar di notte e di fuoco de noche y de fuego En sus obras de profundas atmosferas con figuras delgadas y verticales destacan los efectos violentos de luces artificiales con fuertes claroscuros y efectos fosforescentes Estos efectos luminicos fueron adoptados por otros miembros de la escuela veneciana como los Bassano Jacopo Leandro y Francesco asi como por los llamados iluministas lombardos Giovanni Girolamo Savoldo Moretto da Brescia al tiempo que influirian en El Greco y en el tenebrismo barroco 195 Otro artista enmarcado en la pintura di notte e di fuoco fue Jacopo Bassano cuyas luces de incidencia indirecta influyeron en el naturalismo barroco En obras como Cristo en casa de Maria Marta y Lazaro c 1577 Museo de Bellas Artes de Houston combino luces naturales y artificiales con sorprendentes efectos luminicos 196 Muchacho encendiendo una candela 1571 1572 de El Greco Museo de Capodimonte Napoles Por su parte Paolo Veronese fue heredero del luminismo de Giovanni Bellini y Vittore Carpaccio en escenas de arquitectura palladiana con luces densas de tipo matinal doradas y calidas sin sombras destacadas enfatizando los brillos de telas y joyas 197 En Alegoria de la batalla de Lepanto 1571 dividio la escena en dos mitades la batalla abajo y la Virgen con los santos que piden su favor para la batalla en la parte superior donde se situan unos angeles que lanzan rayos hacia la contienda creando unos espectaculares efectos luminicos 198 Fuera de Italia cabe destacar la obra de Pieter Brueghel el Viejo autor de escenas costumbistas y paisajes que denotan una gran sensibilidad hacia la naturaleza En algunas de sus obras se denota la influencia de El Bosco por sus luces de fuegos y de efectos fantasticos como en El triunfo de la Muerte c 1562 Museo del Prado Madrid En algunos de sus paisajes anadio el sol como fuente directa de luminosidad como el sol amarillo de Los proverbios flamencos 1559 Staatliche Museen Berlin el sol rojo invernal del Censo en Belen 1556 Musees Royaux des Beaux Arts Bruselas o el sol vespertino de Paisaje con la caida de Icaro c 1558 Musees Royaux des Beaux Arts Bruselas 199 En Espana trabajo en este periodo El Greco un pintor singular que desarrollo un estilo individual marcado por la influencia de la escuela veneciana ciudad donde residio un tiempo asi como de Miguel Angel del que tomo su concepcion de la figura humana En la obra del Greco la luz se impone siempre a las sombras como un claro simbolismo de la preeminencia de la fe sobre la incredulidad 200 En una de sus primeras obras toledanas el Expolio para la sacristia de la catedral de Toledo 1577 una luz cenital ilumina la figura de Jesus centrandose en su rostro que se convierte en el foco de luz del cuadro 200 En la Trinidad de la iglesia de Santo Domingo el Antiguo 1577 1580 introdujo una deslumbrante luz de Gloria de un intenso amarillo dorado 201 En El martirio de San Mauricio 1580 1582 Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial creo dos ambitos de luz diferenciada la natural que rodea a los personajes terrenales y la del rompimiento de gloria en el cielo surcado de angeles 202 Entre sus ultimas obras destaca La adoracion de los pastores 1612 1613 Museo del Prado Madrid donde el foco de luz es el Nino Jesus que irradia su luminosidad alrededor produciendo unos efectos fosforescentes de fuerte cromatismo y luminosidad 203 La iluminacion del Greco evoluciono desde la luz procedente de un punto determinado o bien de forma difusa de la escuela veneciana a una luz enraizada en el arte bizantino en que se iluminan las figuras sin un foco de luz concreto ni siquiera una luz difusa Es una luz no natural que puede venir de multiples focos o de ninguno una luz arbitraria y desigual que produce efectos alucinantes 204 El Greco tenia una concepcion plastica de la luz su ejecucion iba de los tonos oscuros a los claros aplicando finalmente toques de blanco que creaban efectos de brillo El aspecto refulgente de sus obras lo conseguia mediante veladuras mientras que los blancos los acababa con aplicaciones casi en seco Su luz es mistica subjetiva de aspecto casi espectral con gusto por los brillos fulgurantes y los reflejos incandescentes 104 La Asuncion de la Virgen 1526 1530 de Correggio catedral de Parma La caida de los angeles rebeldes 1526 1530 de Domenico Beccafumi San Niccolo del Carmine Siena El martirio de san Lorenzo 1558 de Tiziano iglesia de los Jesuitas Venecia La muerte de la Virgen Maria c 1564 de Pieter Brueghel el Viejo National Trust Upton House Banbury Alegoria de la batalla de Lepanto 1571 de Veronese Galeria de la Academia de Venecia Adoracion de los pastores c 1575 de Jacopo Bassano Museo del Prado Madrid Trinidad 1577 1580 de El Greco Museo del Prado MadridBarroco Editar Articulo principal Pintura barroca Magdalena penitente 1625 de Georges de La Tour Metropolitan Museum of Art Nueva York En el siglo XVII surgio el Barroco un estilo mas refinado y ornamentado con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas mas dinamicas y efectistas con gusto por lo sorprendente y anecdotico por las ilusiones opticas y los golpes de efecto 205 La pintura barroca tuvo un marcado acento diferenciador geografico ya que su desarrollo se produjo por paises en diversas escuelas nacionales cada una con un sello distintivo Sin embargo se percibe una influencia comun proveniente nuevamente de Italia donde surgieron dos tendencias contrapuestas el naturalismo tambien llamado caravagismo basado en la imitacion de la realidad natural con cierto gusto por el claroscuro el llamado tenebrismo y el clasicismo que es igual de realista pero con un concepto de la realidad mas intelectual e idealizado Posteriormente en el llamado pleno barroco segunda mitad del siglo XVII y principios del xviii la pintura evoluciono a un estilo mas decorativo con predominio de la pintura mural y cierta predileccion por los efectos opticos trompe l œil y las escenografias lujosas y exuberantes 206 Durante este periodo se efectuaron numerosos estudios cientificos sobre la luz Johannes Kepler Francesco Maria Grimaldi Isaac Newton Christiaan Huygens Robert Boyle que influyeron en su representacion pictorica 122 Newton demostro que el color proviene del espectro de la luz blanca y diseno el primer circulo cromatico que mostraba las relaciones entre colores 207 En este periodo se llego al grado maximo de perfeccion en la representacion pictorica de la luz y se diluyo la forma tactil en favor de una mayor impresion visual conseguida al dar mayor importancia a la luz perdiendo la forma la exactitud de sus contornos En el Barroco se estudio por primera vez la luz como sistema de composicion articulandola como elemento regulador del cuadro la luz cumple varias funciones como la simbolica de modelado y de iluminacion y comienza a ser dirigida como elemento enfatico selectivo de la parte del cuadro que se desea destacar por lo que cobra mayor importancia la luz artificial que puede ser manipulada a la libre voluntad del artista Se abandono la luz sacra nimbos aureolas y se empleo exclusivamente la luz natural aun como elemento simbolico Por otro lado se empezo a distinguir la luz de diversas horas del dia matinal crepuscular La iluminacion se concebia como una unidad luminica en contraposicion a las multiples fuentes de luz renacentista en el Barroco pueden haber varias fuentes pero se circunscriben a un sentido global y unitario de la obra 104 En el Barroco se puso de moda el genero del nocturno que supone una especial dificultad en cuanto a la representacion de la luz debido a la ausencia de la luz diurna por lo que en numerosas ocasiones se tuvo que recurrir al claroscuro y a los efectos luminicos procedentes de la luz artificial mientras que la luz natural debia proceder de la luna o las estrellas Para la luz artificial se solian emplear fogatas velas teas lucernas candiles fuegos artificiales o elementos similares Estos focos de luz pueden ser directos o indirectos pueden aparecer en el cuadro o iluminar la escena desde fuera 208 Naturalismo Editar Articulos principales Tenebrismoy Caravaggismo La vocacion de San Mateo 1601 de Caravaggio iglesia de San Luigi dei Francesi Roma Durante el Barroco resurgio el claroscuro especialmente en el ambito contrarreformista como metodo de enfocar la vision del espectador en las partes primordiales de las pinturas religiosas que se enfatizaban como elementos didacticos en contraposicion del decorado pictorico renacentista 90 Una variante exacerbada del claroscuro fue el tenebrismo una tecnica basada en fuertes contrastes de luz y sombra con un tipo de iluminacion violenta generalmente artificial que da un mayor protagonismo a las zonas iluminadas sobre las que situa un potente foco de luz dirigida Estos efectos tienen un fuerte dramatismo que enfatiza las escenas representadas generalmente de tipo religioso aunque tambien abundan en escenas mitologicas bodegones o vanitas 209 Uno de sus principales representantes fue Caravaggio asi como Orazio y Artemisia Gentileschi Bartolomeo Manfredi Carlo Saraceni Giovanni Battista Caracciolo Pieter van Laer il Bamboccio Adam Elsheimer Gerard van Honthorst Georges de La Tour Valentin de Boulogne los hermanos Le Nain y Jose de Ribera lo Spagnoletto 210 Caravaggio fue pionero en la dramatizacion de la luz en escenas situadas en interiores oscuros con fuertes focos de luz dirigida que solian enfatizar a uno o varios personajes Con este pintor la luz adquirio un caracter estructural en la pintura ya que junto al dibujo y el color pasaria a ser uno de sus elementos indispensables 211 Recibio la influencia del claroscuro leonardesco a traves de La Virgen de las rocas que pudo contemplar en la iglesia de San Francisco el Grande de Milan 212 Para Caravaggio la luz servia para configurar el espacio controlando su direccion y su fuerza expresiva Era consciente del poder del artista para modelar el espacio a su antojo por lo que en la composicion de una obra establecia previamente que efectos luminicos iba a usar optando en general por contrastes acusados entre las figuras y el fondo con la oscuridad como punto de partida las figuras emergen del fondo oscuro y es la luz la que determina su posicion y su protagonismo en la escena representada 213 La luz caravaggiesca es conceptual no imitativa ni simbolica por lo que trasciende la materialidad y se convierte en algo sustancial Es una luz proyectada y solida que constituye la base de su concepcion espacial y se convierte en un volumen mas en el espacio 104 Judit y su sirvienta con la cabeza de Holofernes c 1625 de Artemisia Gentileschi Detroit Institute of Arts Detroit Su principal sello en la representacion de la luz era la entrada de la misma en diagonal que utilizo por primera vez en Nino con un cesto de frutas 1593 1594 Galleria Borghese Roma 214 En La buenaventura 1595 1598 Museo del Louvre Paris uso una luz dorada y calida del atardecer que cae directamente sobre el joven y de forma oblicua sobre la gitana 215 Su madurez pictorica llego con los lienzos para la capilla Contarelli de la iglesia de San Luigi dei Francesi de Roma 1599 1600 El martirio de san Mateo y La vocacion de san Mateo En el primero establecio una composicion formada por dos diagonales definidas por los planos iluminados y las sombras que forman el volumen de las figuras en una compleja composicion cohesionada gracias a la luz que relaciona las figuras entre si En el segundo un potente haz de luz que entra en diagonal por la parte superior derecha ilumina directamente la figura de Mateo un rayo paralelo al brazo levantado de Jesus y que parece acompanar su gesto un postigo abierto de la ventana central corta este rayo de luz en su parte superior dejando el lado izquierdo de la imagen en penumbra 216 En obras como la Crucifixion de san Pedro y la Conversion de san Pablo 1600 1601 capilla Cerasi Santa Maria del Popolo Roma la luz hace fulgurar objetos y personas hasta el punto que se convierte en la verdadera protagonista de las obras estas escenas estan inmersas en la luz de una forma que constituye mas que un simple atributo de la realidad sino que es el medio a traves del cual la realidad se manifiesta 217 En la etapa final de su carrera acentuo la tension dramatica de sus obras a traves de un luminismo de efectos relampagueantes como en Siete obras de misericordia 1607 Pio Monte della Misericordia Napoles un nocturno con varios focos de luz que ayudan a enfatizar los actos de misericordia representados en una accion simultanea 218 Artemisia Gentileschi se formo con su padre Orazio Gentileschi coincidiendo con los anos en que Caravaggio vivio en Roma cuya obra pudo apreciar en San Luigi dei Francesi y Santa Maria del Popolo Su obra se encauzo en el naturalismo tenebrista asumiendo sus rasgos mas caracteristicos utilizacion expresiva de la luz y el claroscuro dramatismo de las escenas y figuras de rotunda anatomia 219 Su obra mas famosa es Judit decapitando a Holofernes dos versiones 1612 1613 Museo Capodimonte Napoles y 1620 Uffizi Florencia donde la luz se focaliza en Judit su criada y el general asirio frente a una completa oscuridad enfatizando el drama de la escena En los anos 1630 establecida en Napoles su estilo adopto un componente mas clasicista sin abandonar del todo el naturalismo con espacios mas diafanos y atmosferas mas claras y nitidas aunque el claroscuro siguio siendo parte esencial de la composicion como medio para crear el espacio dar volumen y expresividad a la imagen Una de sus mejores composiciones por la complejidad de su iluminacion es El nacimiento de san Juan Bautista 1630 Museo del Prado Madrid donde mezcla luz natural y artificial la luz del portal de la parte superior derecha del cuadro suaviza la luz del interior de la estancia en una sutil transicion de los valores luminicos segun Roberto Longhi que seria habitual posteriormente en la pintura holandesa 220 Huida a Egipto 1609 de Adam Elsheimer Alte Pinakothek Munich Adam Elsheimer destaco por sus estudios luminicos de la pintura de paisaje con interes por las luces de amanecer y atardecer asi como la iluminacion nocturna y los efectos atmosfericos como nieblas y brumas 221 Su luz era extrana e intensa con un aspecto de esmalte tipico de la pintura alemana en una tradicion que va desde Lukas Moser hasta Albrecht Altdorfer 222 Su cuadro mas famoso es Huida a Egipto 1609 Alte Pinakothek Munich una escena nocturna que esta considerada el primer paisaje a la luz de la luna en esta obra se aprecian cuatro fuentes de luz la hoguera de los pastores la antorcha que porta san Jose la luna y su reflejo en el agua tambien se percibe la Via Lactea cuya representacion se puede considerar tambien como la primera realizada de forma naturalista 223 San Sebastian cuidado por Santa Irene c 1650 de Georges de La Tour Gemaldegalerie de Berlin Georges de La Tour fue un magnifico interprete de la luz artificial generalmente luces de lampara o bujia con el foco visible y preciso que solia colocar dentro de la imagen enfatizando su aspecto dramatico 224 En ocasiones para no deslumbrar los personajes colocaban las manos delante de la vela creando unos efectos translucidos en la piel que adquiria un tono rojizo de gran realismo y que probaban su virtuosismo en plasmar la realidad 225 Asi como sus primeras obras denotan la influencia de un caravaggismo de origen italiano desde su estancia en Paris entre 1636 y 1643 se acerco mas al caravaggismo holandes mas propenso a la inclusion directa del foco de luz en la tela Comienza asi su etapa mas tenebrista con escenas de fuertes penumbras donde la luz generalmente de una vela ilumina con mayor o menor intensidad ciertas zonas del cuadro Se distinguen en general dos tipos de composicion la fuente de luz plenamente visible Job con su mujer Musee Departamental des Vosges Epinal Mujer espulgandose Musee Historique Lorrain Nancy Magdalena Terff Museo del Louvre Paris o bien la luz tapada por un objeto o personaje creando una iluminacion de contraluz Magdalena Fabius coleccion Fabius Paris Angel apareciendose a san Jose Musee des Beaux Arts Nantes La adoracion de los pastores Museo del Louvre Paris En sus ultimas obras reduce los personajes a figuras esquematicas de aspecto geometrico como maniquies para recrearse plenamente en los efectos de la luz sobre masas y superficies El arrepentimiento de san Pedro Museum of Art Cleveland El recien nacido Musee des Beaux Arts Rennes San Sebastian curado por santa Irene iglesia parroquial de Broglie 226 Pese a su aspecto verosimil la iluminacion de La Tour no es plenamente naturalista sino que esta tamizada por la voluntad del artista en todo momento imprime la cantidad deseada de luz y sombra para recrear el efecto deseado en general es una iluminacion serena y difusa que hace resaltar el volumen sin excesivo dramatismo La luz sirve para unir las figuras para resaltar la parte del cuadro que mas le conviene al argumento de la obra es una luz atemporal de caracter poetico trascendente es la justa luz necesaria para aportar credibilidad pero que sirve a un proposito mas simbolico que realista 227 Es una luz irreal ya que ninguna vela genera una luz tan serena y difusa una luz conceptual y estilistica que sirve unicamente a la intencion compositiva del pintor 104 Otro caravaggista frances fue Trophime Bigot apodado Maitre a la chandelle Maestro de la vela por sus escenas de luz artificial en las que mostro una gran pericia en la tecnica del claroscuro 228 El sueno de Jacob 1639 de Jose de Ribera Museo del Prado Madrid El valenciano afincado en Napoles Jose de Ribera apodado lo Spagnoletto asumio plenamente la luz caravaggiesca con un estilo antiidealista de pincelada pastosa y efectos de movimiento dinamicos 229 Ribera asumio la iluminacion tenebrista de una forma personal tamizada por otras influencias como el colorido veneciano o el rigor compositivo del clasicismo bolones En su obra temprana empleo los violentos contrastes de luces y sombras propios del tenebrismo pero desde los anos 1630 evoluciono a un mayor cromatismo y fondos mas claros y diafanos 230 Frente a la pintura plana de Caravaggio Ribera empleaba una pasta densa que otorgaba mas volumen y enfatizaba los brillos 231 Una de sus mejores obras Sileno ebrio 1626 Museo de Capodimonte Napoles destaca por los fogonazos de luz que alumbran a los diversos personajes con especial enfasis en el cuerpo desnudo del sileno iluminado por una luz plana de apariencia morbida 232 Ademas de Ribera en Espana el caravaggismo conto con la figura de Juan Bautista Maino un fraile dominico que fue profesor de dibujo de Felipe IV residente en Roma entre 1598 y 1612 donde fue discipulo de Annibale Carracci su obra destaca por el colorismo y la luminosidad como en La adoracion de los pastores 1611 1613 Museo del Prado Madrid 233 Tambien cabe destacar la obra de los bodegonistas Juan Sanchez Cotan y Juan van der Hamen 234 En general el naturalismo espanol trato la luz con un sentido proximo al caravaggismo pero con una cierta sensualidad procedente de la escuela veneciana y un detallismo de raices flamencas 235 Francisco de Zurbaran desarrollo un tenebrismo algo dulcificado aunque una de sus mejores obras San Hugo en el refectorio de los cartujos c 1630 Museo de Bellas Artes de Sevilla destaca por la presencia del color blanco con un sutil juego de luces y sombras que destaca por la multiplicidad de intensidades aplicada a cada figura y objeto 236 En Venecia la pintura barroca no dio figuras tan excepcionales como en el Renacimiento y manierismo pero en la obra de artistas como Domenico Fetti Johann Liss y Bernardo Strozzi se percibe el luminismo vibrante y las atmosferas envolventes tan caracteristicos de la pintura veneciana 237 El hijo prodigo 1623 de Gerard van Honthorst Alte Pinakothek Munich Las novedades caravaggistas tuvieron un especial eco en Holanda donde surgio la denominada Escuela caravaggista de Utrecht una serie de pintores que asumieron la descripcion de la realidad y los efectos claroscuristas de Caravaggio como principios pictoricos sobre los cuales desarrollaron un nuevo estilo basado en el cromatismo tonal y la busqueda de nuevos esquemas de composicion dando como fruto una pintura que destaca por sus valores opticos Entre sus miembros se encontraban Hendrik Terbrugghen Dirck van Baburen y Gerard van Honthorst los tres formados en Roma El primero asumio el repertorio tematico de Caravaggio pero con un tono mas edulcorado con un dibujo nitido un cromatismo grisaceo plateado y una atmosfera de suave claridad luminica Van Baburen busco mas los efectos de plena luz que no los contrastes claroscuristas con intensos volumenes y contornos 238 Honthorst fue un habil realizador de escenas nocturnas lo que le valio el apodo de Gherardo delle Notti Gerardo de las noches En obras como Cristo ante el Sumo Sacerdote 1617 Natividad 1622 El hijo prodigo 1623 o La alcahueta 1625 mostro una gran maestria en el uso de la luz artificial generalmente de velas con una o dos fuentes de luz que iluminaban de forma desigual la escena resaltando las partes mas significativas del cuadro y dejando el resto en penumbra De su Cristo en la columna dijo Joachim von Sandrart el brillo de las velas y de las luces lo ilumina todo con una naturalidad que se asemeja tanto a la vida que nunca arte alguno alcanzo cotas tales 239 El festin de Baltasar 1635 1638 de Rembrandt The National Gallery Londres Uno de los maximos exponentes de la utilizacion simbolica de la luz fue Rembrandt artista original de fuerte sello personal con un estilo cercano al tenebrismo pero mas difuminado sin los marcados contrastes entre luz y sombra propios de los caravaggistas sino una penumbra mas sutil y difusa 240 Segun Giovanni Arpino Rembrandt invento la luz no como calor sino como valor Inventa la luz no para iluminar sino para hacer inabordable su mundo 241 En general elaboraba imagenes donde predominaba la oscuridad iluminada en ciertas partes de la escena por un rayo de luz cenital de connotacion divina si la luz esta dentro del cuadro significa que el mundo esta circunscrito a la parte iluminada y nada existe fuera de esta luz La luz rembrandtiana es reflejo de una fuerza exterior que incide en los objetos haciendo que irradien energia como la retransmision de un mensaje 242 Aunque parte del tenebrismo sus contrastes de luz y sombra no son tan tajantes como los de Caravaggio sino que gusta mas de un tipo de penumbras doradas que dan un aire misterioso a sus cuadros 243 En Rembrandt la luz era algo estructural integrada en la forma el color y el espacio de tal manera que desmaterializa los cuerpos y juega con la textura de los objetos Es una luz no sujeta a las leyes fisicas que concentra generalmente en una zona del cuadro creando una luminosidad de aspecto resplandeciente En su obra luz y sombra interactuan disolviendo los contornos y deformando las formas que se convierten en el objeto sustentante de la luz Segun Wolfgang Schone en Rembrandt luz y oscuridad son en realidad dos tipos de luz una brillante y otra oscura 104 Solia utilizar una tela a modo de pantalla reflectora o difusora que regulaba a su gusto para obtener la iluminacion deseada en cada escena 244 Su preocupacion por la luz le llevaba no solo a su estudio pictorico sino a establecer la correcta ubicacion de sus cuadros para una optima visualizacion asi en 1639 aconsejo a Constantijn Huygens la colocacion de su cuadro Sanson cegado por los filisteos cuelgue este cuadro donde haya fuerte luz de modo que pueda verse desde una cierta distancia y asi hara el mejor efecto 245 Rembrandt tambien plasmo con maestria la luz en sus aguafuertes como Los cien florines y Las tres cruces en los que la luz es casi la protagonista de la escena 246 Rembrandt recogio la tradicion luminica de la escuela veneciana al igual que su compatriota Johannes Vermeer aunque si bien el primero destaca por sus efectos fantasticos de luz el segundo desarrolla en su obra una luminosidad de gran calidad en los tonos locales 100 Vermeer imprimia a sus obras generalmente escenas cotidianas en espacios interiores una luminosidad palida que creaba unos ambientes placidos y sosegados 246 Utilizaba una tecnica llamada pointille una serie de puntos de pigmento con los que realzaba los objetos sobre los que a menudo aplicaba una luminosidad que hacia que las superficies reflejasen la luz de una forma especial 247 La luz de Vermeer suaviza los contornos sin perder la solidez de las formas en una combinacion de suavidad y precision que pocos artistas mas han logrado 248 El astronomo 1688 de Johannes Vermeer Museo del Louvre Paris Apodado el pintor de la luz Vermeer sintetizo magistralmente luz y color supo plasmar como nadie el color de la luz En sus obras la luz es en si misma un color mientras que la sombra esta unida indisolublemente a la luz 249 La luz de Vermeer es siempre natural no gusta de la luz artificial y generalmente tiene un tono cercano al amarillo limon que junto al azul apagado y el gris claro eran los principales colores de su paleta 250 Es la luz la que forma las figuras y los objetos y en conjuncion con el color es la que fija las formas En cuanto a las sombras estan intercaladas en la luz invirtiendo el contraste en vez de encajar la parte luminosa del cuadro en las sombras son estas las que se recortan en el espacio luminoso Al contrario que en la practica del claroscuro en que la forma se pierde progresivamente en la penumbra Vermeer situaba un primer plano de color oscuro para ir aumentando la intensidad tonal que llega al cenit en la luz media desde aqui va disolviendo el color hacia el blanco en vez de hacia el negro como se hacia en el claroscuro 251 En la obra de Vermeer el cuadro es una estructura organizada por la que circula la luz que es absorbida y difundida por los objetos que aparecen en escena Construye las formas gracias a la armonia entre luz y color que es saturado con predominio de colores puros y tonos frios La luz da existencia visual al espacio que a su vez la recibe y difunde 104 En Vermeer la luz no es nunca artificial es precisa y normal como la de la naturaleza y de una exactitud capaz de satisfacer al fisico mas escrupuloso Esta exactitud de la luz en Vermeer se debe a la armonia del colorido 252 Theophile Thore Otros destacados pintores holandeses fueron Frans Hals y Jacob Jordaens El primero tuvo una fase caravaggista entre 1625 y 1630 con un claro cromatismo y luminosidad difusa El alegre bebedor 1627 1628 Rijksmuseum Amsterdam Malle Babbe 1629 1630 Gemaldegalerie de Berlin para evolucionar posteriormente a un estilo mas sobrio oscuro y monocromatico 253 Jordaens tenia un estilo caracterizado por un colorido brillante y fantastico con fuertes contrastes de luz y sombra y una tecnica de densos empastes 254 Entre 1625 y 1630 tuvo un periodo en el que profundizo en los valores luminicos de sus imagenes en obras como El martirio de santa Apolonia 1628 iglesia de San Agustin Amberes o La fecundidad de la tierra 1630 Musees Royaux des Beaux Arts Bruselas 255 Retrato de James Stuart duque de Lennox y Richmond 1692 1696 de Godfried Schalcken Leiden Collection Nueva York Cabe mencionar tambien a Godfried Schalcken un discipulo de Gerard Dou que trabajo ademas de en su pais natal en Inglaterra y Alemania Excelente retratista en muchas de sus obras empleo una luz artificial de velas o bujias de influencia rembrandtiana como en el Retrato de Guillermo III 1692 1697 Rijksmuseum Amterdam el Retrato de James Stuart duque de Lennox y Richmond 1692 1696 Leiden Collection Nueva York Joven y mujer estudiando una estatua de Venus a la luz de la lampara c 1690 Leiden Collection Nueva York o Anciano leyendo a la luz de una vela c 1700 Museo del Prado Madrid 256 Vista de Dordrecht c 1650 de Aelbert Cuyp National Trust Ascott Un genero que florecio en Holanda de manera excepcional en esta centuria fue el paisaje el cual entroncando con el paisajismo manierista de Pieter Brueghel el Viejo y Joos de Momper desarrollo una nueva sensibilidad a los efectos atmosfericos y a los reflejos del sol en el agua 257 Jan van Goyen fue su primer representante seguido de artistas como Salomon van Ruysdael Jacob van Ruysdael Meindert Hobbema Aelbert Cuyp Jan van de Cappelle y Adriaen van de Velde 258 Salomon van Ruysdael buscaba la captacion atmosferica que trataba por tonalidades estudiando la luz de diversas horas del dia 259 Su sobrino Jacob van Ruysdael estaba dotado de una gran sensibilidad para la vision natural y su caracter depresivo le llevaba a elaborar unas imagenes de gran expresividad donde el juego de luces y sombras acentuaba el dramatismo de la escena Su luz no es la luz saturadora y estatica del Renacimiento sino una luz en movimiento perceptible en los efectos de luz y sombra en las nubes y sus reflejos en las llanuras una luz que llevo a John Constable a formular una de sus lecciones sobre el arte recuerda que la luz y la sombra nunca estan paradas 260 Ayudante suyo fue Meindert Hobbema del que se diferencio por sus contrastes cromaticos y sus vivaces efectos luminicos que traslucen una cierta nerviosidad de trazo 261 Aelbert Cuyp utilizo una paleta mucho mas clara que sus compatriotas con una luz mas calida y dorada probablemente por influencia del paisaje italianizante de Jan Both Destaco por sus efectos atmosfericos por el detallismo de los reflejos de luz sobre los objetos o los elementos del paisaje por el uso de sombras alargadas y por la utilizacion de los rayos del sol en diagonal y a contraluz en consonancia con las novedades estilisticas producidas en Italia especialmente en torno a la figura de Claudio de Lorena 262 Otro genero que florecio en Holanda fue el bodegon Uno de sus mejores representantes fue Willem Kalf autor de unas naturalezas muertas de gran precision en el detalle que combinaban flores frutas y otros alimentos con diversos objetos generalmente de lujo como jarrones alfombras turcas y cuencos de porcelana china en los que destacan sus juegos de luces y sombras y los reflejos brillantes en las superficies metalicas y cristalinas 263 Cristo ante el Sumo Sacerdote c 1617 de Gerard van Honthorst The National Gallery Londres La parabola del loco rico 1627 de Rembrandt Gemaldegalerie de Berlin Hombre ofreciendo dinero a una mujer joven 1631 de Judith Leyster Mauritshuis La Haya Muerte del venerable Odon de Novara 1632 de Vicente Carducho Museo del Prado Madrid Cupido y Psique c 1638 1642 de Trophime Bigot Museo Soumaya Ciudad de Mexico La fragua c 1640 de Louis Le Nain Museo del Louvre Paris La Anunciacion 1644 de Philippe de Champaigne Metropolitan Museum of Art Nueva York Bodegon con jarra de plata c 1656 de Willem Kalf Rijksmuseum AmsterdamClasicismo y pleno Barroco Editar Articulo principal Pintura clasicista Puesta de sol en un puerto 1639 de Claudio de Lorena Museo del Louvre Paris El clasicismo surgio en Bolonia en torno a la denominada Escuela bolonesa iniciada por los hermanos Annibale y Agostino Carracci Esta tendencia suponia una reaccion contra el manierismo que buscaba una representacion idealizada de la naturaleza representandola no como es sino como deberia ser Perseguia como unico objetivo la belleza ideal para lo que se inspiraron en al arte clasico grecorromano y el arte renacentista Este ideal encontro un tema idoneo de representacion en el paisaje asi como en temas historicos y mitologicos Ademas de los hermanos Carracci destacaron Guido Reni Domenichino Francesco Albani Guercino y Giovanni Lanfranco 264 En la corriente clasicista la utilizacion de la luz es primordial en la composicion del cuadro aunque con ligeros matices segun el artista desde los Incamminati y la Academia de Bolonia hermanos Carracci el clasicismo italiano se escindio en varias corrientes una se encamino mas hacia el decorativismo con la utilizacion de tonos claros y superficies brillantes donde la iluminacion se articula en grandes espacios luminosos Guido Reni Lanfranco Guercino otra se especializo en el paisajismo y partiendo de la influencia carracciana principalmente los frescos del Palazzo Aldobrandini se desarrollo en dos lineas paralelas la primera se centro mas en la composicion de corte clasico con un cierto caracter escenografico en la disposicion de paisajes y figuras Poussin Domenichino la otra esta representada por Claudio de Lorena con un componente mas lirico y mayor preocupacion por la representacion de la luz no solo como factor plastico sino como elemento aglutinador de una concepcion armonica de la obra 104 La Aurora 1614 de Guido Reni Palacio Pallavicini Rospigliosi Roma Claudio de Lorena fue uno de los pintores barrocos que mejor supo representar la luz en sus obras a la que otorgaba una importancia primordial a la hora de concebir el cuadro la composicion luminica servia en primer lugar como factor plastico al ser la base con la que organizaba la composicion con la que creaba el espacio y el tiempo con la que articulaba las figuras las arquitecturas los elementos de la naturaleza en segundo lugar era un factor estetico al destacar la luz como principal elemento sensible como el medio que atrae y envuelve al espectador y lo conduce a un mundo de ensueno un mundo de ideal perfeccion recreado por el ambiente de total serenidad y placidez que Claudio creaba con su luz 265 La de Lorena era una luz directa y natural proveniente del sol que situaba en medio de la escena en amaneceres o atardeceres que iluminaban con suavidad todas las partes del cuadro en ocasiones situando en determinadas zonas intensos contrastes de luces y sombras o contraluces que incidian sobre determinado elemento para enfatizarlo 266 El artista lorenes destacaba el color y la luz sobre la descripcion material de los elementos lo que antecede en buena medida a las investigaciones luminicas del impresionismo 267 La captacion de la luz por Lorena no tiene parangon en ninguno de sus contemporaneos en los paisajes de Rembrandt o de Ruysdael la luz tiene efectos mas dramaticos agujereando las nubes o fluyendo en rayos oblicuos u horizontales pero de forma dirigida cuya fuente puede localizarse facilmente En cambio la luz de Claudio es serena difusa al contrario que los artistas de su epoca le otorga mayor relevancia si es necesario optar por una determinada solucion estilistica 268 En numerosas ocasiones utiliza la linea del horizonte como punto de fuga disponiendo en ese lugar un foco de claridad que atrae al espectador por cuanto esa luminosidad casi cegadora actua de elemento focalizador que acerca el fondo al primer plano 269 La luz se difunde desde el fondo del cuadro y al expandirse basta por si sola para crear sensacion de profundidad difuminando los contornos y degradando los colores para crear el espacio del cuadro 270 Lorena prefiere la luz serena y placida del sol directa o indirecta pero siempre a traves de una iluminacion suave y uniforme evitando efectos sensacionales como claros de luna arco iris o tempestades que sin embargo usaban otros paisajistas de su epoca Su referente basico en la utilizacion de la luz es Elsheimer pero se diferencia de este en la eleccion de las fuentes luminicas y de los horarios representados el artista aleman preferia los efectos de luz excepcionales los ambientes nocturnos la luz de la luna o del crepusculo en cambio Claudio prefiere ambientes mas naturales una luz limpida del amanecer o la refulgencia de un calido atardecer 270 Los milagros de san Francisco Javier 1617 1618 de Peter Paul Rubens Kunsthistorisches Museum Viena En otro orden de cosas el flamenco Peter Paul Rubens representa la serenidad frente al dramatismo tenebrista En su obra destacan los temas mitologicos aunque fue autor tambien de numerosas obras de tema religioso en los que muestra un ideal estetico de belleza femenina de figuras robustas y carnal sensualidad con cierto sentimiento de pureza natural que proporciona a sus lienzos una especie de candidez ensonadora una vision optimista e integradora de la relacion del hombre con la naturaleza Fue un maestro en encontrar la tonalidad precisa para las carnaciones de la piel asi como sus diferentes texturas y las multiples variantes de los efectos del brillo y los reflejos de la luz sobre la carne 271 Rubens conocia a fondo las distintas tecnicas y tradiciones relacionadas con la luz con lo que supo asimilar tanto la luz tornasolada manierista como la luz focal tenebrista luces internas y externas al cuadro luces homogeneas y dispersas En su obra la luz sirve como elemento organizador de la composicion de tal forma que aglutina todas las figuras y objetos en una masa unitaria de la misma intensidad luminica con diversos sistemas compositivos ya sea con iluminacion central diagonal o combinando una luz en primer termino con otra de fondo 104 En sus inicios recibio la influencia del claroscuro caravaggista pero desde 1615 busco una mayor luminosidad basada en la tradicion de la pintura flamenca por lo que acentuo los tonos claros y marco mas los contornos 272 Sus imagenes destacan por su sinuoso movimiento con unas atmosferas construidas con potentes luces que ayudaban a organizar el desarrollo de la accion aunando la tradicion flamenca con el colorido veneciano que aprendio en sus viajes a Italia 273 Quiza donde experimento mas en el uso de la luz fue en sus paisajes realizados la mayoria en su vejez cuyo uso del color y la luz de agil y vibrante pincelada influyo en Velazquez y otros pintores de su tiempo como Jordaens y Van Dyck y en artistas de epocas posteriores como Jean Antoine Watteau Jean Honore Fragonard Eugene Delacroix y Pierre Auguste Renoir 274 Las meninas 1656 de Diego Velazquez Museo del Prado Madrid Diego Velazquez fue sin duda el artista de mayor genio de la epoca en Espana y de los de mas renombre a nivel internacional En la evolucion de su estilo se percibe un profundo estudio de la iluminacion pictorica de los efectos de luz tanto en los objetos como en el medio ambiente con los que alcanza cotas de gran realismo en la representacion de sus escenas que sin embargo no esta exento de un aire de idealizacion clasica que muestra un claro trasfondo intelectual que para el artista era una reivindicacion del oficio de pintor como actividad creativa y elevada 275 Velazquez fue el artifice de un espacio luz en que la atmosfera es una materia diafana llena de luz que se distribuye libremente por un espacio continuo sin divisiones de planos de tal forma que la luz impregna los fondos que adquieren vitalidad y quedan tan resaltados como el primer plano Es un mundo de captacion instantanea ajeno a la realidad tangible en que la luz genera un efecto dinamico que diluye los contornos lo que junto al efecto vibratorio de los planos de luz cambiantes produce una sensacion de movimiento Por lo general alternaba zonas de luz y sombra originando una estratificacion paralela del espacio En ocasiones llego a efectuar una atomizacion de las zonas de luz y sombra en pequenos corpusculos con lo que fue un precedente del impresionismo 104 Gloria de san Ignacio de Loyola 1691 1694 de Andrea Pozzo iglesia de San Ignacio Roma En su juventud recibio la influencia de Caravaggio para evolucionar posteriormente a una luz mas diafana como demuestra en sus dos cuadros sobre la Villa Medicis en que la luz se filtra a traves de los arboles 276 A lo largo de su carrera alcanzo una gran maestria en la plasmacion de un tipo de luz de origen atmosferico de la irradiacion de la luz y la vibracion cromatica con una tecnica fluida que apuntaba las formas mas que definirlas con lo que lograba una vision de la realidad desmaterializada pero veridica una realidad que trasciende la materia y se enmarca en el mundo de las ideas 277 Tras el tenebrismo de factura lisa y dibujo preciso de su primera etapa sevillana Vieja friendo huevos 1618 Galeria Nacional de Escocia Edimburgo El aguador de Sevilla 1620 Apsley House Londres su llegada a la corte madrilena senalo un cambio estilistico influido por Rubens y la escuela veneciana cuya obra pudo estudiar en las colecciones reales con pincelada mas suelta y volumenes blandos aunque manteniendo un tono realista derivado de su etapa juvenil Por ultimo tras su viaje a Italia entre 1629 y 1631 alcanzo su estilo definitivo en que sintetizo las multiples influencias recibidas con una tecnica fluida de pincelada pastosa y gran riqueza cromatica como se percibe en La fragua de Vulcano 1631 Museo del Prado Madrid La rendicion de Breda 1635 Museo del Prado Madrid supuso un primer hito en su dominio de la luz atmosferica donde el color y la luminosidad logran un protagonismo acentuado En obras como Pablo de Valladolid 1633 Museo del Prado Madrid logro definir el espacio sin ningun referente geometrico tan solo con luces y sombras 278 El artista sevillano fue un maestro en recrear la atmosfera de los espacios cerrados como demuestra en Las Meninas 1656 Museo del Prado Madrid donde coloco varios focos de luz la que entra por la ventana e ilumina las figuras de la infanta y sus damas de compania la de la ventana posterior que resplandece alrededor del colgadero de la lampara y la que entra por la puerta del fondo 279 En esta obra construyo un espacio verosimil definiendo o diluyendo las formas conforme a la utilizacion de la luz y la matizacion del colorido en un alarde de virtuosismo tecnico que ha llevado a la consideracion del lienzo como una de las obras cumbre de la historia de la pintura 280 De manera similar logro estructurar el espacio y las formas mediante planos luminicos en Las hilanderas 1657 Museo del Prado Madrid 281 De Las Meninas escribio Jonathan Brown A medida que invade la estancia la luz se va difundiendo de manera irregular sobre las diversas superficies El espejo brilla con luz tremula y plateada y ofrece una imagen mas clara que la de los grandes y apagados lienzos que cuelgan sobre el De la ventana medio cerrada que se abre en el ultimo tramo escapa un retazo de luz que forma un pozo de luminosidad en torno al gancho de la lampara situado en la parte posterior del techo Y despues en el plano del fondo se incluye una nueva fuente de luz que ilumina a la figura de la puerta de ella surge fino como un haz un rayo que atraviesa veloz el suelo de la habitacion por debajo del espejo La ilusion de espacio y volumen se hace asi irresistiblemente palpable 282 Otro destacado pintor barroco espanol fue Bartolome Esteban Murillo uno de cuyos temas predilectos fue el de la Inmaculada Concepcion del que realizo varias versiones generalmente con la figura de la Virgen dentro de una atmosfera de luz dorada simbolo de la divinidad Por lo general utilizaba unos colores translucidos aplicados en finas capas con una apariencia casi de acuarela un procedimiento que denota la influencia de la pintura veneciana 283 Tras una etapa juvenil de influencia tenebrista en su obra madura rechazo el dramatismo claroscurista y desarrollo una serena luminosidad que se mostraba en todo su esplendor en sus caracteristicos rompimientos de gloria de rico cromatismo y suave luminosidad 284 El ultimo periodo de este estilo fue el llamado pleno barroco segunda mitad del siglo XVII y principios del xviii un estilo decorativo en que se intensifico el caracter ilusionista teatral y escenografico de la pintura barroca con predominio de la pintura mural especialmente en techos en el que destacaron Pietro da Cortona Andrea Pozzo Giovanni Battista Gaulli il Baciccio Luca Giordano y Charles Le Brun En obras como el techo de la iglesia del Gesu de Gaulli o el Palacio Barberini de Cortona es donde la capacidad para combinar la luz y la oscuridad extremas en una pintura se llevo al limite segun John Gage a lo que anade que el decorador barroco no solo introdujo en la pintura los contrastes entre oscuridad y claridad extremas sino tambien una cuidadosa gradacion entre ambas 285 De Andrea Pozzo cabe destacar la Gloria de san Ignacio de Loyola 1691 1694 en el techo de la iglesia de San Ignacio de Roma una escena llena de luz celestial en la que Cristo envia un rayo de luz al corazon del santo que a su vez lo desvia en cuatro haces de luz dirigidos hacia los cuatro continentes 286 En Espana fueron exponentes de este estilo Francisco de Herrera el Mozo Juan Carreno de Miranda Claudio Coello y Francisco Ricci 287 Desde Caravaggio hasta el ultimo cuadro de Velazquez que es el punto de arribada la historia de la pintura es el gran viaje al pais de la luz de la luz efectiva que alumbra el mundo en que vivimos 288 Jose Ortega y Gasset Pentecostes 1615 de Pier Francesco Mazzucchelli Museo d Arte Antica Milan Bautizo del eunuco de la reina Candace 1640 de Jan Both Museo del Prado Madrid Marina del puerto 1640 de Salvator Rosa Palazzo Pitti Florencia Vanidades 1640 1645 de Harmen Steenwijck The National Gallery Londres El triunfo de san Hermenegildo 1654 de Francisco de Herrera el Mozo Museo del Prado Madrid La plaza del mercado y la Grote Kerk en Haarlem 1674 de Gerrit Berckheyde The National Gallery Londres Triunfo del nombre de Jesus 1674 1679 de Giovanni Battista Gaulli iglesia del Gesu Roma Inmaculada Concepcion 1680 de Bartolome Esteban Murillo Museo del Hermitage San PetersburgoSiglo XVIII Editar Articulos principales Pintura rococoy Pintura neoclasica Un filosofo da una leccion sobre el planetario de mesa 1766 de Joseph Wright Derby Museum and Art Gallery Derby El siglo XVIII fue apodado el Siglo de las luces al ser el periodo en que surgio la Ilustracion un movimiento filosofico que defendia la razon y la ciencia frente al dogmatismo religioso El arte oscilo entre la exuberancia tardobarroca del rococo y la sobriedad neoclasicista entre la artificiosidad y el naturalismo Comenzo a producirse cierta autonomia del hecho artistico el arte se alejo de la religion y de la representacion del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista y se centro mas en las cualidades sensibles de la obra que no en su significado 289 En esta centuria se crearon la mayoria de academias nacionales de arte unas instituciones encargadas de preservar el arte como fenomeno cultural de reglamentar su estudio y su conservacion y de promocionarlo mediante exposiciones y concursos originalmente servian tambien como centros de formacion de artistas aunque con el tiempo perdieron esta funcion traspasada a instituciones privadas Tras la Academie Royal d Art fundada en Paris en 1648 en este siglo se crearon la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid 1744 la Academia Rusa de Artes de San Petersburgo 1757 la Royal Academy of Arts de Londres 1768 etc Las academias de arte favorecieron un estilo de corte clasico y tipo canonico el academicismo a menudo criticado por su conservadurismo especialmente por los movimientos de vanguardia que surgieron entre los siglos xix y xx 290 Dios padre en su gloria 1716 de Antoine Coypel capilla del Palacio de Versalles Durante este periodo en que la ciencia fue cobrando un mayor interes para eruditos y publico en general se realizaron numerosos estudios de optica En especial se profundizo en el estudio de la sombra y surgio la esciografia como la ciencia que estudia la perspectiva y representacion bidimensional de las formas producidas por las sombras 291 Claude Nicolas Lecat escribio en 1767 el arte de dibujar prueba que la sola gradacion de la sombra sus distribuciones y sus matices con la luz simple bastan para formar las imagenes de todos los objetos 291 En la entrada sobre la sombra de L Encyclopedie el magno proyecto de Diderot y d Alembert se diferencia entre varios tipos de sombras inherente la propia del objeto arrojada la que se proyecta sobre otra superficie proyectada la resultante de la interposicion de un solido entre una superficie y la fuente de luz sombreado ladeado cuando el angulo se halla en el eje vertical sombreado inclinado cuando se encuentra en el eje horizontal Tambien codificaba las fuentes de luz como puntuales luz ambiente y extensas las primeras producen sombras de bordes recortados la luz ambiente no produce sombra y la extensa unas sombras poco recortadas divididas en dos areas umbra la zona oscurecida del area donde se halla la fuente de luz y penumbra la parte oscurecida del borde de una sola proporcion del area de luz 291 En este siglo se escribieron igualmente diversos tratados de pintura en que se estudiaba con profundidad la representacion de la luz y la sombra como los de Claude Henri Watelet L Art de peindre poeme avec des reflexions sur les differentes parties de la peinture 1760 y Francesco Algarotti Saggio sopra la pittura 1764 122 Pierre Henri de Valenciennes Elemens de perspective pratique a l usage des artistes suivis de reflexions et conseils a un eleve sur la peinture et particulierement sur le genre du paysage 1799 realizo diversos estudios sobre la plasmacion de la luz a diversas horas del dia y consigno los diversos factores que inciden en los distintos tipos de luz en la atmosfera desde la rotacion de la Tierra hasta el grado de humedad en el ambiente y las diversas caracteristicas reflectantes de un lugar concreto Aconsejo a sus alumnos pintar un mismo paisaje a diversas horas y recomendo especialmente cuatro momentos distintivos del dia la manana caracterizada por el frescor el mediodia con su sol cegador el crepusculo y su horizonte ardiente y la noche con los efectos placidos de la luz de luna 292 Acisclo Antonio Palomino en El Museo Pictorico y Escala optica 1715 1724 expuso que la luz es el alma y vida de todo lo visible y que es en la pintura la que da tal extension a la vista que no solo ve lo fisico y real sino lo aparente y fingido persuadiendo cuerpos distancias y bultos con la elegante disposicion del claro y oscuro sombras y luces 288 El pestillo 1777 de Jean Honore Fragonard Museo del Louvre Paris El rococo supuso la pervivencia de las principales manifestaciones artisticas del Barroco con un sentido mas enfatizado de la decoracion y el gusto ornamental que fueron llevados a un paroxismo de riqueza sofisticacion y elegancia La pintura rococo tuvo un especial referente en Francia en las escenas cortesanas de Jean Antoine Watteau Francois Boucher y Jean Honore Fragonard Los pintores rococo preferian escenas iluminadas a plena luz del dia o coloridos amaneceres y puestas de sol 122 Watteau fue el pintor de la fete galante de las escenas cortesanas ambientadas en paisajes bucolicos un tipo de paisaje umbroso de herencia flamenca Boucher admirador de Correggio se especializo en el desnudo femenino con un estilo suave y delicado en el que la luz enfatiza la placidez de las escenas generalmente mitologicas Fragonard tenia un estilo sentimental de tecnica libre con el que elaboro escenas galantes de cierta frivolidad 293 En el genero del bodegon destaco Jean Baptiste Simeon Chardin un virtuoso en la creacion de atmosferas y efectos de luz sobre los objetos y las superficies generalmente con una luz suave y calida lograda mediante veladuras y esfumados con la que conseguia ambientes intimistas de sombras profundas y suaves degradados 294 Capricho con portico y zaguan 1765 de Canaletto Galeria de la Academia de Venecia En esta centuria uno de los movimientos mas preocupados por los efectos de luz fue el vedutismo veneciano un genero de vistas urbanas que describian con minuciosidad los canales monumentos y lugares mas tipicos de Venecia solos o con la presencia de la figura humana generalmente de pequeno tamano y en grandes grupos de gente La veduta suele estar compuesta de amplias perspectivas con una distribucion de los elementos cercana a la escenografia y con una cuidada utilizacion de la luz que recoge toda la tradicion de la representacion atmosferica desde el sfumato de Leonardo y las gamas cromaticas de amaneceres y atardeceres de Claudio de Lorena 295 Destaca la obra de Canaletto cuyos sublimes paisajes de la villa adriatica plasmaron con gran precision la atmosfera de la ciudad suspendida sobre el agua La gran precision y detallismo de sus obras se debia en buena parte al uso de la camara oscura un antecedente de la fotografia 296 Otro destacado representante fue Francesco Guardi interesado por los efectos de chisporroteo de la luz en el agua y el ambiente veneciano con una tecnica de toque ligero precursora del impresionismo 297 Calma en un puerto mediterraneo 1770 de Claude Joseph Vernet The Getty Center Los Angeles El genero del paisaje continuo con la experimentacion naturalista iniciada en el Barroco en los Paises Bajos Otro referente fue Claudio de Lorena cuyo influjo se dejo sentir especialmente en Inglaterra El paisaje dieciochesco incorporo los conceptos esteticos de lo pintoresco y lo sublime lo que otorgo una mayor autonomia al genero Uno de los primeros exponentes fue el pintor frances afincado en Espana Michel Ange Houasse quien inicio un nuevo modo de entender el papel de la luz en el paisaje ademas de iluminarlo la luz construye el paisaje lo configura y le da consistencia y determina la vision de la obra ya que la variacion de factores que intervienen implica un determinado punto de vista concreto y particular 298 Claude Joseph Vernet se especializo en marinas a menudo realizadas en ambientes nocturnos a la luz de la luna Recibio la influencia de Claudio de Lorena y Salvator Rosa de los que heredo el concepto de un paisaje idealizado y sentimental 299 El mismo tipo de paisaje desarrollo Hubert Robert con mayor interes por el pintoresquismo lo que se denota por su interes en las ruinas que sirven de escenario a numerosas de sus obras 300 El paisajismo destaco tambien en Inglaterra donde se sintio mayormente el influjo de Claudio de Lorena hasta el punto que determino en buena medida la planimetria del jardin ingles Aqui habia un gran amor por los jardines por lo que la pintura de paisaje era bastante cotizada al contrario que en el continente donde se consideraba un genero menor En esta epoca surgieron numerosos pintores y acuarelistas que se dedicaron a la transcripcion del paisaje ingles donde plasmaron una nueva sensibilidad hacia los efectos luminicos y atmosfericos de la naturaleza En este tipo de obras el principal valor artistico era la captacion de la atmosfera y los clientes valoraban sobre todo una vision equiparable a la contemplacion de un paisaje real Artistas destacados fueron Richard Wilson Alexander Cozens John Robert Cozens Robert Salmon Samuel Scott Francis Towne y Thomas Gainsborough 301 El Vesubio en erupcion con una vista de las islas de la bahia de Napoles 1776 de Joseph Wright of Derby Tate Britain Londres Uno de los pintores dieciochescos mas preocupados por la luz fue Joseph Wright of Derby interesado por los efectos de luz artificial que supo plasmar de forma magistral Paso unos anos de formacion en Italia donde se intereso por los efectos de fuegos artificiales en el cielo y pinto las erupciones del Vesubio Una de sus obras maestras es Experimento con un pajaro en una bomba de aire 1768 The National Gallery Londres donde coloca una potente fuente de luz en el centro que ilumina todos los personajes acaso una metafora de la luz de la Ilustracion que ilumina por igual a todos los seres humanos La luz procede de una vela oculta tras el frasco de cristal que sirve para realizar el experimento cuya sombra se situa junto a una calavera simbolos ambos de la fugacidad de la vida frecuentemente empleados en las vanitas 302 Wright realizo diversos cuadros con iluminacion artificial que denominaba candle light pictures cuadros de luz de vela generalmente con violentos contrastes de luces y sombras Ademas y especialmente en sus cuadros de temas cientificos como el anteriormente citado o Un filosofo da una leccion sobre el planetario de mesa 1766 Derby Museum and Art Gallery Derby la luz simboliza la razon y el conocimiento en consonancia con la Ilustracion el Siglo de las luces 303 En la forja del ancla de Soderfors Los herreros trabajando duro 1782 de Pehr Hillestrom Museo Nacional de Estocolmo En la transicion entre los siglos xviii y xix uno de los artistas mas destacados fue Francisco de Goya que evoluciono desde un sello mas o menos rococo hasta un cierto prerromanticismo pero con una obra personal y expresiva de fuerte tono intimista Numerosos estudiosos de su obra han destacado el uso metaforico de la luz por Goya como vencedora de las tinieblas Para Goya la luz representaba la razon el conocimiento y la libertad frente a la ignorancia la represion y la supersticion que asocia a la oscuridad 304 Tambien decia que en la pintura no veia mas que cuerpos iluminados y cuerpos que no lo estan planos que avanzan y planos que retroceden relieves y profundidades 288 El propio artista se autorretrato pintando en su estudio al contraluz de un gran ventanal que llena de luz la estancia pero por si fuera poco lleva unas velas encendidas en su sombrero Autorretrato en el taller 1793 1795 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid 305 Al mismo tiempo sentia una especial predileccion por los ambientes nocturnos y en numerosas de sus obras recogio una tradicion iniciada con el tenebrismo caravaggista y reinterpretada de forma personal 305 Segun Jeannine Baticle Goya es el heredero fiel de la gran tradicion pictorica espanola En el la sombra y la luz crean unos volumenes poderosos construidos en el empaste aclarados con breves trazos luminosos en los que la sutileza de los colores produce variaciones infinitas 306 El quitasol 1777 de Francisco de Goya Museo del Prado Madrid Entre su primera produccion en que se encargo preferentemente de la elaboracion de cartones para la Real Fabrica de Tapices de Santa Barbara destaca por su luminosidad El quitasol 1777 Museo del Prado Madrid que sigue los gustos populares y castizos de moda en la corte en esa epoca donde un muchacho hace sombra a una joven con un quitasol con un intenso contraste cromatico entre los tonos azulados y los dorados del reflejo de la luz 307 Otras obras destacadas por sus efectos de luz atmosferica son La nevada 1786 Museo del Prado Madrid y La pradera de San Isidro 1788 Museo del Prado Madrid 308 Como pintor de camara del rey destaca su retrato colectivo La familia de Carlos IV 1800 Museo del Prado Madrid en que parece otorgar un orden protocolario a la iluminacion desde la mas potente centrada en los reyes en la parte central pasando por la mas tenue del resto de la familia hasta la penumbra en que se autorretrata el propio artista en la esquina izquierda 309 De su obra madura destaca Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en la Moncloa 1814 Museo del Prado Madrid donde situa la fuente de luz en un fanal situado en la parte inferior del cuadro aunque es su reflejo en la camisa blanca de uno de los fusilados el que se convierte en el foco de luz mas potente ensalzando su figura como simbolo de la victima inocente frente a la barbarie 310 La eleccion de la noche es un factor claramente simbolico ya que se relaciona con la muerte hecho acentuado con la apariencia cristologica del personaje con los brazos en alto 311 Sobre esta obra escribio Albert Boime Historia social del arte Un breve repaso de las representaciones de fuentes de luz objetiva en la obra de Goya revela una evolucion gradual desde la explotacion de efectos tetrales para glorificar a la familia real o un suceso religioso pasando por una expresion mas simbolica de sus preocupaciones ideologicas hasta culminar en una maestria madura donde la realidad y el simbolo se funden en una sintesis sorprendente 312 Entre sus ultimas obras destaca La lechera de Burdeos 1828 Museo del Prado Madrid donde la luz se plasma solo con el color con una pincelada esponjosa que remarca los valores tonales una tecnica que apunta al impresionismo 313 Llanto por Cristo muerto 1799 de Antonio Canova Templo Canoviano Possagno Tambien a caballo entre los dos siglos se desarrollo el neoclasicismo surgido en Francia tras la Revolucion francesa un estilo que favorecio el resurgimiento de las formas clasicas mas puras y austeras en contraposicion a los excesos ornamentales del Barroco y rococo El hallazgo de las ruinas de Pompeya y Herculano ayudo a poner de moda la cultura grecolatina y un ideario estetico que preconizaba la perfeccion de las formas clasicas como ideal de belleza lo que genero un mito sobre la perfeccion de la belleza clasica que aun condiciona la percepcion del arte hoy dia La pintura neoclasica mantuvo un sello austero y equilibrado influido por la escultura grecorromana o figuras como Rafael y Poussin Destaco especialmente Jacques Louis David asi como Francois Gerard Antoine Jean Gros Pierre Paul Prud hon Anne Louis Girodet Trioson Jean Auguste Dominique Ingres Anton Raphael Mengs y Jose de Madrazo 314 Retorno de Marco Sexto 1799 de Pierre Narcisse Guerin Museo del Louvre Paris EL neoclasicismo sustituyo la iluminacion dramatica del Barroco por la mesura y contencion del clasicismo con tonos frios y preponderancia del dibujo sobre el color y otorgo una especial relevancia a la linea y el contorno Las imagenes neoclasicas anteponen la idea al sentimiento la descripcion veraz de la realidad a las veleidades imaginativas del artista barroco 315 La del neoclasicismo es una luz clara fria y difusa que bana las escenas con uniformidad sin contrastes violentos aun asi en ocasiones se usaba el claroscuro iluminando intensamente figuras o determinados objetos en contraste con la oscuridad del fondo La luz delimita los contornos y el espacio y generalmente otorga una apariencia de solemnidad a la imagen en consonancia con los temas tratados por lo general pinturas de historia mitologicas y retratos 316 El iniciador de este estilo fue Jacques Louis David un artista sobrio que subordinaba completamente el color al dibujo Estudiaba minuciosamente la composicion luminica de sus obras como se denota en el Juramento en el Jeu de Paume 1791 Musee National du Chateau de Versailles y El rapto de las sabinas 1794 1799 Museo del Louvre Paris En La muerte de Marat 1793 Musees Royaux des Beaux Arts Bruselas desarrollo unos juegos luminicos que denotan la influencia de Caravaggio 317 Anne Louis Girodet Trioson siguio el estilo de David aunque su emotivismo le acerco al prerromanticismo Se intereso por el cromatismo y por la concentracion de la luz y la sombra como se vislumbra en El sueno de Endimion 1791 Museo del Louvre Paris y El entierro de Atala 1808 Museo del Louvre Paris 318 Jean Auguste Dominique Ingres fue un prolifico autor siempre fiel al clasicismo hasta el punto de ser considerado el adalid de la pintura academica frente al romanticismo decimononico Se dedico especialmente al retrato y al desnudo que destacan por su pureza de lineas sus marcados contornos y un cromatismo de aspecto cercano al esmalte 319 Pierre Paul Prud hon asumio el neoclasicismo con una cierta influencia rococo con una predileccion por la voluptuosidad femenina heredada de Boucher y Watteau al tiempo que su obra trasluce una fuerte influencia de Correggio En sus cuadros mitologicos poblados de ninfas mostro una preferencia por la luz crepuscular y lunar una luz tenue y mortecina que bana con delicuescencia las formas femeninas cuya piel blanca parece refulgir 320 El paisajismo era considerado por los neoclasicos un genero menor Aun asi tuvo diversos exponentes destacados especialmente en Alemania donde cabe mencionar a Joseph Anton Koch Ferdinand Kobell y Wilhelm von Kobell El primero se centro en las montanas alpinas de las que logro captar la atmosfera nubosa de la alta montana y los efectos de luz centelleantes sobre las superficies vegetales y acuaticas Por lo general incorporaba la presencia humana en ocasiones con algun pretexto tematico de tipo historico o literario como las obras de Shakespeare o el ciclo de Ossian La luz de sus cuadros es generalmente clara y fria natural sin demasiadas estridencias Si Koch representaba un tipo de paisaje idealista heredero de Poussin o Lorena Ferdinand Kobell representa el paisaje realista deudor del paisaje barroco holandes Sus paisajes de valles y llanuras con fondos montanosos estan banados de una luz translucida con intensos contrastes entre los diversos planos de la imagen Su hijo Wilhelm siguio su estilo con una mayor preocupacion por la luz que se denota en sus ambientes claros de luz fria y sombras alargadas que otorga a sus figuras una consistencia dura y de aspecto metalico 321 Anunciacion 1712 de Paolo de Matteis Saint Louis Art Museum Saint Louis Misuri Faeton en el carro de Apolo 1720 de Nicolas Bertin Museo del Louvre Paris La linterna magica 1760 de Paul Sandby The Trustees of the British Museum Londres Kew Gardens la pagoda y el puente 1765 de Richard Wilson Centro de Arte Britanico de Yale New Haven Connecticut Helios como personificacion del Mediodia 1765 de Anton Raphael Mengs Palacio de la Moncloa Madrid Incendio de Roma 1787 de Hubert Robert Museo del Hermitage San Petersburgo La muerte de Jacinto 1801 de Jean Broc Musee Sainte Croix Poitiers Retrato de la senorita Charlotte du Val d Ognes 1801 de Marie Denise Villers Metropolitan Museum of Art Nueva YorkArte contemporaneo Editar Paisaje de montana con rio version diurna 1830 1835 de Caspar David Friedrich Staatliche Museen Kassel Paisaje de montana con rio version nocturna 1830 1835 de Caspar David Friedrich Staatliche Museen Kassel Articulo principal Pintura contemporanea Siglo XIX Editar Articulo principal Historia del Arte del siglo XIX En el siglo XIX comenzo una dinamica evolutiva de estilos que se sucedian cronologicamente cada vez con mayor celeridad y surgio el arte moderno como contraposicion al arte academico donde el artista se situa a la vanguardia de la evolucion cultural de la humanidad El estudio de la luz se enriquecio con la aparicion de la fotografia y con los nuevos adelantos tecnologicos en torno a la luz artificial gracias a la aparicion de la luz de gas a comienzos del siglo del queroseno a mediados y de la electricidad a finales de siglo Estos dos fenomenos propiciaron una nueva conciencia de la luz por cuanto este elemento configura la apariencia visual variando el concepto de realidad de lo tangible a lo perceptible 322 Romanticismo Editar Articulo principal Pintura romantica El sueno de Ossian 1813 de Dominique Ingres Museo Ingres Montauban El primer estilo de la centuria fue el romanticismo un movimiento de profunda renovacion en todos los generos artisticos que puso una especial atencion en el terreno de la espiritualidad de la fantasia el sentimiento el amor a la naturaleza junto a un elemento mas oscuro de irracionalidad de atraccion por el ocultismo la locura el sueno Se valoro especialmente la cultura popular lo exotico el retorno a formas artisticas menospreciadas del pasado especialmente las medievales y adquirio notoriedad el paisaje que cobro protagonismo por si solo Los romanticos tenian la idea de un arte que surge espontaneamente del individuo destacando la figura del genio el arte es la expresion de las emociones del artista 323 Los romanticos utilizaban una tecnica mas expresiva respeto a la contencion neoclasica modelando las formas mediante empastes y veladuras de tal forma que se libera la expresividad del artista 324 En un cierto prerromanticismo cabe situar a William Blake un escritor y artista original de dificil clasificacion que se dedico especialmente a la ilustracion a la manera de los antiguos iluminadores de codices La mayoria de imagenes de Blake se situan en un mundo nocturno en que la luz enfatiza ciertas partes de la imagen una luz de amanecer o crepusculo casi liquida irreal 325 A caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo estuvo tambien Johann Heinrich Fussli autor de imagenes oniricas de un estilo influido por el manierismo italiano en que solia emplear fuertes contrastes de luces y sombras con un tipo de iluminacion de caracter teatral como de candilejas 326 Lady Macbeth sonambula 1784 de Johann Heinrich Fussli Museo del Louvre Paris Uno de los pioneros del romanticismo fue el frances Theodore Gericault fallecido prematuramente cuya obra maestra La balsa de la Medusa 1819 Museo del Louvre Paris presenta un rayo de luz que surge de los tormentosos nubarrones del fondo como un simbolo de esperanza 327 El mas destacado miembro del movimiento en Francia fue Eugene Delacroix un pintor influido por Rubens y la escuela veneciana 328 que concebia la pintura como un soporte en que las manchas de luz y color se relacionan Tambien recibio la influencia de John Constable cuyo cuadro La carreta de heno le abrio los ojos a una nueva sensibilidad hacia la luz En 1832 viajo a Marruecos donde desarrollo un nuevo estilo que se podria considerar protoimpresionista caracterizado por la utilizacion del blanco para resaltar efectos luminicos con una tecnica de ejecucion rapida 329 El molino de Dedham 1820 de John Constable Victoria and Albert Museum Londres En el terreno del paisajismo destacaron John Constable y Joseph Mallord William Turner herederos de la rica tradicion del paisajismo ingles del siglo XVIII Constable fue un pionero en la captacion de fenomenos atmosfericos Kenneth Clark en El arte del paisaje le adjudico la invencion del claroscuro de la naturaleza que se expresaria en dos vertientes por un lado el contraste de luz y sombra que para Constable seria imprescindible en cualquier pintura de paisaje y por otro los efectos chispeantes del rocio y la brisa que tan magistralemnte supo plasmar en sus lienzos el pintor britanico con una tecnica de trazos interrumpidos y toques de blanco puro realizados con espatula 330 En una ocasion Constable afirmo que la forma de un objeto es indiferente la luz la sombra y la perspectiva siempre lo haran hermoso 331 El ultimo viaje del Temerario 1839 de Joseph Mallord William Turner National Gallery Londres Joseph Mallord William Turner fue un pintor con una gran intuicion para plasmar los efectos de luz en la naturaleza con unos ambientes que aglutinan luminosidad con efectos atmosfericos de gran dramatismo como se aprecia en Anibal cruzando los Alpes 1812 Tate Gallery Londres 332 Turner tenia predileccion por los fenomenos atmosfericos violentos como tormentas marejadas niebla lluvia nieve o bien fuego y espectaculos de destruccion en paisajes en los que realizo numerosos experimentos sobre cromatismo y luminosidad que otorgaron a sus obras un aspecto de gran realismo visual Su tecnica se basaba en una luz coloreada que disolvia las formas en una relacion espacio color luz que dan a su obra una apariencia de gran modernidad 333 Segun Kenneth Clark Turner fue quien elevo la clave del color para que sus cuadros no solo representaran la luz sino que simbolizaran tambien la naturaleza de la luz Sus primeras obras tenian todavia un cierto componente clasico en las que imito el estilo de artistas como Claudio de Lorena Richard Wilson Adriaen van de Velde o Aelbert Cuyp Son obras en las que aun representa la luz por medio del contraste realizadas al oleo sin embargo sus acuarelas ya apuntaban al que seria su estilo maduro caracterizado por la plasmacion del color y la luz en movimiento con una tonalidad clara conseguida con una aplicacion primaria de una pelicula de pintura de nacar En 1819 visito Italia cuya luz le inspiro y le indujo a elaborar unas imagenes donde las formas se diluian en una luminosidad neblinosa con lontananzas nacaradas y sombras de color amarillo o escarlata Se dedico entonces a sus imagenes mas caracteristicas principalmente escenas costeras en las que realiza un profundo estudio de los fenomenos atmosfericos En Interior en Petworth 1830 British Museum Londres la base de su diseno es ya la luz y el color el resto queda supeditado a estos valores 334 En sus ultimas obras afirma Clark que la imaginacion de Turner era capaz de destilar de la luz y del color poesia tan delicada como la de Shelley 335 Entre sus obras destacan San Giorgio Maggiore en la madrugada 1819 Tate Gallery Regulus 1828 Tate Gallery El incendio de las Casas de los Lores y de los Comunes 1835 Philadelphia Museum of Art El ultimo viaje del Temerario 1839 National Gallery Negreros tirando por la borda a muertos y moribundos 1840 Museum of Fine Arts Boston Crepusculo sobre un lago 1840 Tate Gallery Lluvia vapor y velocidad 1844 National Gallery etc 336 Cabe citar tambien a Richard Parkes Bonington un artista prematuramente fallecido principalmente acuarelista y litografo que vivio la mayor parte del tiempo en Paris Tenia un estilo ligero claro y espontaneo 337 Sus paisajes denotan la misma sensibilidad atmosferica de Constable y Turner con una gran delicadeza en el tratamiento de la luz y el color hasta el punto que se le considera un precursor del impresionismo 338 La gran reserva 1832 de Caspar David Friedrich Gemaldegalerie Neue Meister Dresde En Alemania destaca la figura de Caspar David Friedrich un pintor con una vision panteista y poetica de la naturaleza una naturaleza incorrupta e idealizada donde la figura humana tan solo representa el papel de un espectador de la grandiosidad e infinitud de la naturaleza Desde sus inicios Friedrich desarrollo un estilo marcado por contornos seguros y sutiles juegos de luces y sombras en acuarela oleo o tinta sepia 339 Una de sus primeras obras destacadas es La cruz en la montana 1808 Gemaldegalerie Neue Meister Dresde donde sobre una piramide de rocas a contraluz se alza una cruz con Cristo crucificado frente a un cielo surcado de nubes y cruzado por cinco haces de luz que surgen de un invisible sol que se intuye detras de la montana sin que quede claro si es el amanecer o el atardecer uno de los haces genera reflejos en el crucifijo por lo que se entiende que es una escultura de metal 340 Durante sus primeros anos se centro en los paisajes y las marinas con calidas luces de amanecer y atardecer aunque tambien expermiento con los efectos de luces invernales tormentosas y neblinosas Una obra mas madura es Imagen conmemorativa para Johann Emanuel Bremer 1817 Alte Nationalgalerie Berlin una escena nocturna de fuerte contenido simbolico alusivo a la muerte en un primer plano aparece un jardin en penumbra con una reja por la que se filtran los rayos de la luna el fondo con una tenue luz de amanecer representa el mas alla 341 En Mujer ante la salida del sol 1818 1820 Museo Folkwang Essen tambien llamada Mujer ante la puesta del sol pues no se sabe con certeza la hora del dia mostro una de sus composiciones caracteristicas la de una figura humana frente a la inmensidad de la naturaleza fiel reflejo del sentimiento romantico de lo sublime con un cielo de un amarillo rojizo de gran intensidad se suele interpretar como una alegoria de la vida como una Santa Cena permanente una especie de comunion religiosa ideada por August Wilhelm von Schlegel 342 Entre los anos 1820 y 1822 realizo varios paisajes en los que capto la variacion luminica a diversas horas del dia La manana El mediodia La tarde y El atardecer todos ellos en el Niedersachsisches Landesmuseum de Hannover 343 Para Friedrich el amanecer y el atardecer simbolizaban el nacimiento y la muerte el ciclo de la vida 344 En Mar con salida de sol 1826 Hamburger Kunsthalle Hamburgo redujo al minimo la composicion jugando con la luz y el color para crear una imagen de gran intensidad inspirada en los grabados de los siglos xvi y xvii en que se recreaba la aparicion de la luz el primer dia de la Creacion 345 Una de sus ultimas obras fue Las edades de la vida 1835 Museum der bildenden Kunste Leipzig donde los cinco personajes se relacionan con las cinco embarcaciones a distinta distancia del horizonte que simbolizan las edades de la vida 346 Otras obras destacadas suyas son Abadia en el robledal 1809 Alte Nationalgalerie Berlin Arco iris en un paisaje de montanas 1809 1810 Museo Folkwang Essen Vista de un puerto 1815 1816 Palacio de Charlottenburg Berlin El caminante sobre el mar de nubes 1818 Hamburger Kunsthalle Hamburgo Salida de la luna a orillas del mar 1821 Museo del Hermitage San Petersburgo Atardecer en el mar Baltico 1831 Gemaldegalerie Neue Meister Dresde La gran reserva 1832 Gemaldegalerie Neue Meister Dresde etc 347 Vista de Dresde a la luz de la luna 1839 de Johan Christian Dahl Gemaldegalerie Neue Meister Dresde El noruego Johan Christian Dahl se movio en la estela de Friedrich aunque con un mayor interes por los efectos de luz y atmosfericos que capto de una forma naturalista alejandose asi del paisaje romantico En sus obras muestra un especial interes por el cielo y las nubes asi como los paisajes brumosos y a la luz de la luna En muchas de sus obras el cielo ocupa casi todo el lienzo dejando tan solo una estrecha franja de tierra ocupada por algun arbol solitario 348 Georg Friedrich Kersting hizo una trasposicion del misticismo panteista de Friedrich a escenas de interior iluminadas por una suave luz de lamparas o velas que alumbran con suavidad los ambientes domesticos que solia representar otorgando a estas escenas una apariencia que trasciende la realidad para convertirse en imagenes solemnes y con cierto aire misterioso 349 La pequena manana 1808 de Philipp Otto Runge Hamburger Kunsthalle Hamburgo Philipp Otto Runge elaboro una teoria propia sobre el color segun la cual diferenciaba los colores opacos de los transparentes en funcion de si tenian tendencia a la luz o la oscuridad En su obra esta distincion le servia para destacar las figuras en primer plano del fondo de la escena que por lo general era translucido lo que generaba un efecto psicologico de transicion entre planos Ello le servia para intensificar el sentido alegorico de sus obras ya que su principal objetivo era mostrar el caracter mistico de la naturaleza 350 Runge fue un virtuoso en la captacion de los sutiles efectos de luz una luz misteriosa que tiene sus raices en Altdorfer y Grunewald como en sus retratos iluminados desde abajo con magicos reflejos que iluminan al personaje como inmerso en una aureola 351 En Alemania surgio tambien el grupo de los Nazarenos una serie de pintores que entre 1810 y 1830 adoptaron un estilo pretendidamente anticuado inspirado en el clasicismo renacentista principalmente Fra Angelico Perugino y Rafael y con un acentuado sentido religioso El estilo nazareno era eclectico con preponderancia del dibujo sobre el color y una luminosidad diafana con limitacion o incluso rechazo del claroscuro Sus principales representantes fueron Johann Friedrich Overbeck Peter von Cornelius Julius Schnorr von Carolsfeld y Franz Pforr 352 Nino con una linterna estable 1825 de Ferdinand Georg Waldmuller Hamburger Kunsthalle Hamburgo Tambien en Alemania y en el Imperio austrohungaro se dio el estilo Biedermeier una tendencia mas naturalista a medio camino entre el romanticismo y el realismo Uno de sus principales representantes fue Ferdinand Georg Waldmuller un defensor del estudio de la naturaleza como unica meta de la pintura Sus cuadros rebosan de una claridad resplandeciente una luz meticulosamente elaborada y de cualidad casi palpable como elemento que construye la realidad del cuadro compaginada con sombras bien definidas 353 Otros artistas de interes en esta corriente son Johann Erdmann Hummel Carl Blechen Carl Spitzweg y Moritz von Schwind Hummel utilizaba la luz como elemento estilizante con un especial interes en los fenomenos inusuales de luz desde la luz artificial hasta brillos y reflejos 354 Blechen evoluciono desde un romanticismo tipico de tono heroico y fantastico hacia un naturalismo protagonizado por la luz tras una estancia de un ano en Italia La luz de Blechen es estival una luz brillante que acentua el volumen de los objetos otorgandoles una sustancia tactil combinada con un habil empleo del color 355 Spitzweg incorporo a sus cuadros efectos de camara oscura en los que la luz ya sea de sol o de luna aparece en forma de haces que crean efectos a veces irreales pero de gran impacto visual 356 Schwind fue artifice de una luz diafana y lirica plasmada en resplandecientes espacios luminicos con sutiles gradaciones tonales en los reflejos 357 Cabe citar en ultimo lugar al danes Christen Kobke autor de paisajes de una delicada luz que recuerda el pointille vermeeriano o la luminosidad de Gerrit Berckheyde 358 En Espana cabe citar a Jenaro Perez Villaamil que llego a ser el primer catedratico de paisaje de la Academia de San Fernando 359 Influido por el paisajismo ingles especialmente David Roberts su obra se caracteriza por su dibujo pulcro su linea gracil y su frescura de trazo en cuadros y acuarelas en las que retrata el paisaje espanol desde una perspectiva pintoresquista y arqueologizante con cierto componente de nostalgia 360 En Italia se dio en los anos 1830 la llamada Escuela de Posillipo un grupo de pintores paisajistas napolitanos de corte antiacademico entre los que destacaban Giacinto Gigante Filippo Palizzi y Domenico Morelli Estos artistas mostraron una nueva preocupacion por la luz en el paisaje con un aspecto mas veraz y alejado de los canones clasicos en el que cobran protagonismo los efectos resplandecientes 361 Inspirados en el vedutismo y la pintura pintoresca asi como en la obra del que consideraban su maestro directo Anton Sminck van Pitloo solian pintar al natural en composiciones en las que destaca el cromatismo aunque sin perder la solidez del dibujo 362 La danza de Albion Dia de alegria 1794 1796 de William Blake Fitzwilliam Museum Cambridge La cruz en la montana 1807 1808 de Caspar David Friedrich Gemaldegalerie Neue Meister Dresde Catedral sobre una ciudad 1813 de Karl Friedrich Schinkel Antigua Galeria Nacional de Berlin Pareja en la ventana 1815 de Georg Friedrich Kersting Museum Georg Schafer Schweinfurt Caballeros ante una cabana 1816 de Karl Philipp Fohr Alte Nationalgalerie Berlin El descubrimiento de la refraccion de la luz por Newton 1827 de Pelagio Palagi Galleria d Arte Moderna Brescia El Angel con el Libro 1837 de John Martin coleccion privada Una hora matutina 1858 de Moritz von Schwind Sammlung Schack MunichRealismo Editar Articulo principal Realismo pictorico El Angelus 1857 de Jean Francois Millet Museo de Orsay Paris Al romanticismo sucedio el realismo una tendencia que puso enfasis en la realidad la descripcion del mundo circundante especialmente de obreros y campesinos en el nuevo marco de la era industrial con un cierto componente de denuncia social ligado a movimientos politicos como el socialismo utopico Estos artistas se desmarcaron de la habitual tematica historica religiosa o mitologica para tratar temas mas mundanos de la vida moderna 363 Uno de los pintores realistas mas preocupados por la luz fue Jean Francois Millet influido por el Barroco y el paisajismo romantico especialmente Caspar David Friedrich 364 Se especializo en escenas de campesinos a menudo en paisajes ambientados al alba y al ocaso como en Camino del trabajo 1851 coleccion privada Pastorcilla vigilando su rebano 1863 Museo de Orsay Paris o Una lechera normanda en Greville 1871 Museo de Arte del Condado de Los Angeles Para la composicion de sus obras a menudo empleaba figurillas de cera o arcilla que iba cambiando de lugar para estudiar los efectos de luz y volumen 365 Su tecnica era de pincelada densa y vigorosa con fuertes contrastes de luz y sombra 366 Su obra maestra es El Angelus 1857 Museo de Orsay Paris la ambientacion vespertina de esta obra permite a su autor enfatizar el aspecto dramatico de la escena traducido pictoricamente en tonalidades no contrastadas con las figuras oscurecidas que se destacan sobre el resplandor del cielo lo que aumenta su volumetria y acentua su contorno lo que se traduce en una vision emotiva que enfatiza el mensaje social que el artista quiere transmitir 364 Una de sus ultimas obras fue Cazadores de pajaros 1874 Museo de Arte de Filadelfia una ambientacion nocturna en la que unos campesinos deslumbran a unos pajaros con una antorcha para cazarlos en la que destaca la luminosidad de la antorcha conseguida con una densa aplicacion del empaste pictorico 367 Recuerdo de Mortefontaine 1864 de Camille Corot Museo del Louvre Paris El adalid del realismo fue Gustave Courbet quien en su formacion se nutrio de la pintura flamenca holandesa y veneciana de los siglos xvi y xvii especialmente Rembrandt Sus primeras obras son aun de inspiracion romantica en las que utiliza una luz de tono dramatico prestada de la tradicion flamenco holandesa pero reinterpretada con una sensibilidad mas moderna Su obra madura ya plenamente realista denota la influencia de los hermanos Le Nain y se caracteriza por obras de gran tamano trabajadas minuciosamente con amplias superficies brillantes y una aplicacion densa del pigmento realizada a menudo con espatula Al final de su carrera se dedico mas al paisaje y el desnudo que destacan por su sensibilidad luminosa 368 Otro referente fue Honore Daumier pintor litografo y caricaturista de fuerte tono satirico de trazo suelto y libre con un eficaz uso del claroscuro En sus cuadros se inspiro en los contrastes luminicos de Goya otorgando a sus obras poco colorismo y dando mayor relieve a la luz Los fugitivos 1850 Barrabas 1850 El carnicero 1857 El vagon de tercera 1862 369 Ligado al realismo estuvo la escuela paisajista francesa de Barbizon Camille Corot Theodore Rousseau Charles Francois Daubigny Narcisse Virgile Diaz de la Pena marcada por un sentimiento panteista de la naturaleza con preocupacion por los efectos de luz en el paisaje como la luz que se cuela entre las ramas de los arboles 370 El mas destacado fue Camille Corot quien descubrio la luz en Italia donde se dedico a pintar al aire libre paisajes romanos captados a distintas horas del dia en escenas de limpias atmosferas en las que aplicaba a las superficies de los volumenes las dosis precisas de luz para conseguir una vision panoramica en que los volumenes se recortan en la atmosfera 371 Corot sentia predileccion por un tipo de luz tremula que se reflejaba en el agua o se filtraba a traves de las ramas de los arboles con la que encontro una formula que le satisfacia a el al tiempo que lograba una gran popularidad entre el publico 372 Los trabajadores del acero 1875 de Adolph von Menzel Alte Nationalgalerie Berlin Tambien destaco como autor independiente Eugene Boudin uno de los primeros paisajistas en pintar al aire libre especialmente marinas Consiguio una gran maestria en la elaboracion de cielos unos cielos tornasolados y ligeramente brumosos de luz tenue y transparente una luz que se refleja tambien en el agua con efectos instantaneos que sabia captar con espontaneidad y precision con una tecnica rapida que ya apuntaba al impresionismo de hecho fue el maestro de Monet 373 El paisajismo naturalista tuvo otro destacado representante en Alemania Adolph von Menzel quien recibio la influencia de Constable y desarrollo un estilo en el que la luz es determinante para el aspecto visual de sus obras con una tecnica precursora del impresionismo Tambien destacan sus escenas de interiores con luz artificial en las que se recrea en multitud de detalles anecdoticos y efectos luminosos de todo tipo como en su Cena despues del baile 1878 Alte Nationalgalerie Berlin 374 Junto a el destaca Hans Thoma que recibio la influencia de Courbet quien en sus obras auno la reivindicacion social del realismo con un sentimiento todavia algo romantico del paisaje 375 Thoma fue exponente de un realismo lirico con paisajes y cuadros de tema campesino ambientados por lo general en su natal Selva Negra caracterizados por el empleo de una luz de tono plateado 376 Comida en el monasterio 1865 1876 de Vasili Perov Museo Estatal Ruso San Petersburgo En los Paises Bajos se dio la figura de Johan Barthold Jongkind considerado un preimpresionista al que Monet consideraba tambien su maestro Fue un gran interprete de los fenomenos atmosfericos y de los juegos de luz sobre el agua y la nieve asi como de las luces invernales y nocturnas sus paisajes a la luz de la luna fueron muy valorados 377 En Rusia surgio tambien una notable escuela realista que se desarrollo tanto en el paisaje como en las escenas costumbristas dotadas por lo general de un fuerte sentido de denuncia social Sus principales representantes fueron Vasili Perov Ivan Kramskoi Isaak Levitan y especialmente Ilia Repin 378 La vicaria 1868 1870 de Mariano Fortuny Museo Nacional de Arte de Cataluna Barcelona En Espana merecen ser resenados Carlos de Haes Agustin Riancho y Joaquin Vayreda Haes de origen belga recorrio toda la geografia espanola para captar sus paisajes que plasmo con un detallismo casi topografico 379 Riancho tuvo predileccion por el paisaje montanoso con un colorido con cierta tendencia a las gamas oscuras de factura libre y espontanea 380 Vayreda fue el fundador de la llamada Escuela de Olot Influido por la Escuela de Barbizon aplico este estilo al paisaje gerundense con obras de composicion diafana y serena con un cierto componente lirico de evocacion bucolica 381 Tambien en Espana cabe resaltar la obra de Mariano Fortuny quien encontro su estilo personal en Marruecos como cronista de la Guerra de Africa 1859 1860 donde descubrio el colorido y el exotismo que caracterizaria su obra Aqui comenzo a pintar con apuntes rapidos de toques luminosos con los que captaba la accion de forma espontanea y vigorosa y que serian la base de su estilo un colorismo de ejecucion vibrante con destellantes efectos de luz como se denota en una de sus obras maestras La vicaria 1868 1870 Museo Nacional de Arte de Cataluna Barcelona 382 Despues de comer La pergola 1868 de Silvestro Lega Pinacoteca di Brera Milan Otra escuela paisajista fue la italiana de los Macchiaioli Silvestro Lega Giovanni Fattori Telemaco Signorini de corte antiacademico caracterizada por el uso de manchas macchia en italiano de ahi el nombre del grupo de color y formas inacabadas esbozadas un movimiento que antecedio al impresionismo Estos artistas pintaban del natural y tenian como principal objetivo la reduccion de la pintura a contrastes de luz y brillantez 383 Segun Diego Martelli uno de los teoricos del grupo afirmamos que la forma no existia y que asi como a la luz todo resulta por el color y el claroscuro asi se trata de obtener tonos los efectos de lo verdadero 384 Los manchistas revalorizaron los contrastes luminicos y supieron transcribir en sus lienzos la potencia y claridad de la luz mediterranea Plasmaron como nadie los efectos del sol sobre objetos y paisaje como en el cuadro La patrulla de Giovanni Fattori en la que el artista utiliza una pared blanca como pantalla luminosa sobre la que se recortan las figuras 385 Las ovejas descarriadas 1852 de William Holman Hunt Tate Britain Londres En Gran Bretana surgio la escuela de los prerrafaelitas que se inspiraban como su nombre indica en los pintores italianos anteriores a Rafael asi como en la recien surgida fotografia con exponentes como Dante Gabriel Rossetti Edward Burne Jones John Everett Millais William Holman Hunt y Ford Madox Brown 386 Los prerrafaelitas buscaban una vision realista del mundo basada en imagenes de gran detallismo de colores vivos y factura brillante frente a la iluminacion lateral defendida por la pintura academicista preferian una iluminacion general que convertia las pinturas en imagenes planas sin grandes contrastes de luces y sombras 387 Para lograr el maximo realismo efectuaban numerosas investigaciones como en el cuadro El salvador 1855 National Gallery of Victoria Melbourne de John Everett Millais en el que un bombero salva a dos ninas de un incendio para el que el artista quemo maderas en su taller para buscar la iluminacion adecuada 388 El detallismo casi fotografico de estas obras llevo a decir a John Ruskin del cuadro Las ovejas descarriadas 1852 Tate Britain Londres de William Holman Hunt que por primera vez en la historia del arte se logra el equilibrio absolutamente fiel entre color y sombra merced al cual el brillo real del sol podria transportarse a una clave por la que las posibles armonias con pigmentos materiales deberian producir sobre la mente las mismas impresiones que causa la propia luz 389 Hunt fue autor tambien de La luz del mundo 1853 Keble College Universidad de Oxford en el que la luz tiene un significado simbolico relacionado con el pasaje biblico que identifica a Cristo con la frase yo soy la luz del mundo aquel que me siga no andara en las tinieblas pues tendra la luz de la vida Juan 8 12 62 Este pintor retrato de nuevo la simbolica luz de Jesucristo en El despertar de la conciencia 1853 Tate Britain a traves de la luz del jardin que se cuela por la ventana 390 El romanticismo y el realismo fueron los primeros movimientos artisticos que rechazaron el arte oficial de la epoca el arte impartido en las academias el academicismo un arte institucionalizado y anclado en el pasado tanto en la eleccion de temas como en las tecnicas y recursos puestos a disposicion del artista En Francia en la segunda mitad del siglo XIX este arte recibio el nombre de art pompier arte bombero denominacion peyorativa derivada del hecho de que muchos autores representaban a los heroes clasicos con yelmos que parecian cascos de bombero Si bien en principio las academias estaban en sintonia con el arte producido en su epoca por lo que no se puede hablar de un estilo diferenciado en el siglo XIX cuando la dinamica evolutiva de los estilos empezo a alejarse de los canones clasicos el arte academico quedo encorsetado en un estilo clasicista basado en reglas estrictas El academicismo se basaba estilisticamente en el clasicismo grecorromano pero tambien en otros autores clasicistas anteriores como Rafael Poussin o Guido Reni Tecnicamente se basaban en el dibujo esmerado el equilibrio formal la linea perfecta la pureza plastica y un cuidado detallismo junto a un colorido realista y armonico Muchos de sus representantes tuvieron una especial predileccion por el desnudo como tema artistico asi como una atraccion especial por el orientalismo Sus principales representantes fueron William Adolphe Bouguereau Alexandre Cabanel Eugene Emmanuel Amaury Duval y Jean Leon Gerome 391 Mar tormentoso 1857 de Marcus Larson Museo Nacional de Estocolmo La transfiguracion 1872 de Carl Bloch Frederiksborg Museum Frederiksborg Cazadores de pajaros 1874 de Jean Francois Millet Museo de Arte de Filadelfia Mainlandschaft 1875 de Hans Thoma Neue Pinakothek Munich Sadko 1876 de Ilia Repin Museo Estatal Ruso San Petersburgo Decapitacion de san Pablo 1887 de Enrique Simonet Catedral de Malaga Aseo matinal 1898 de Telemaco Signorini coleccion privada MilanImpresionismo Editar Almiar por la manana 1891 de Claude Monet Museum of Fine Arts Boston Almiar a la puesta de sol 1891 de Claude Monet coleccion privadaMonet realizo varias series de cuadros con un mismo tema a dintintas horas del dia para captar la luz cambiante Articulos principales Impresionismo Neoimpresionismoy Postimpresionismo La luz tuvo un papel fundamental en el impresionismo un estilo basado en la representacion de una imagen conforme a la impresion que la luz produce a la vista En contraposicion al arte academico y sus formas de representacion basadas en la perspectiva lineal y la geometria los impresionistas buscaban una plasmacion de la realidad en el lienzo tal como ellos la percibian visualmente por lo que otorgaban todo el protagonismo a la luz y el color Para ello solian pintar al aire libre en plen air captando los diversos efectos de luz sobre el medio circundante a diversas horas del dia Estudiaron en profundidad las leyes de la optica y la fisica de la luz y el color Su tecnica se basaba en la pincelada suelta y en una combinacion de colores aplicada en funcion de la vision del espectador con preponderancia de un contraste entre colores elementales amarillo rojo y azul y sus complementarios naranja verde y violeta 392 Ademas solian aplicar el pigmento directamente sobre el lienzo sin mezclar con lo que conseguian una mayor luminosidad y brillantez 393 El impresionismo perfecciono la captacion de la luz mediante toques fragmentados de color un procedimiento que ya habian utilizado en mayor o menor medida artistas como Giorgione Tiziano Guardi y Velazquez es bien conocida la admiracion de los impresionistas por el genio de Las Meninas al que consideraban el pintor de los pintores 394 Para los impresionistas la luz era el protagonista del cuadro por lo que se lanzaron a pintar del natural captando en todo momento las variaciones luminicas sobre paisajes y objetos la impresion fugaz de la luz a distintas horas del dia por lo que a menudo elaboraron series de cuadros de un mismo lugar en diferentes horarios Para ello prescindieron del dibujo y definieron la forma y el volumen directamente con el color en pinceladas sueltas de tonos puros yuxtapuestos entre si Abandonaron igualmente el claroscuro y los contrastes violentos de luces y sombras para lo que prescindieron de colores como el negro gris o marron 395 la investigacion cromatica del impresionismo llevo al descarte del color negro en pintura ya que alegaban que es un color que no existe en la naturaleza A partir de ahi empezaron a utilizar una gama luminosa de claro sobre claro blanco azul rosa rojo violeta elaborando las sombras con tonos frios Asi los impresionistas concluyeron que no existen ni la forma ni el color lo unico real es la relacion aire luz En los cuadros impresionistas el tema es la luz y sus efectos mas alla de lo anecdotico de lugares y personajes Cabe remarcar que en el impresionismo influyeron considerablemente las investigaciones realizadas en el campo de la fotografia que habian evidenciado que la vision de un objeto depende de la cantidad y la calidad de la luz 396 Su descubrimiento consiste precisamente en haberse percatado de que la plena luz decolora los tonos que el sol reflejado por los objetos tiende a fuerza de claridad a redimensionarlos en esa unidad luminica que funde los siete rayos prismaticos en un solo brillo incoloro que es la luz 397 Edmond Duranty a, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos