fbpx
Wikipedia

Historia de las artes decorativas

La evolución histórica de las artes decorativas transcurre en paralelo a la historia del arte en general, especialmente la arquitectura, a la que ha estado ligada usualmente la decoración y el interiorismo. Se denomina artes decorativas a todas aquellas actividades relacionadas con el arte o la artesanía destinadas a producir objetos con una finalidad a la vez utilitaria y ornamental. Son por lo general obras realizadas con una elaboración industrial o artesanal, pero persiguiendo una cierta finalidad estética. El concepto es sinónimo de las llamadas artes aplicadas o artes industriales, también llamadas a veces artes menores en contraposición a las artes mayores o bellas artes. En cierto sentido, las artes decorativas es un término aplicado preferentemente a las artes industriales, así como a la pintura y la escultura, cuando su objetivo no es el de generar una obra única y diferenciada, sino que buscan una finalidad decorativa y ornamental, con una producción generalmente seriada.[1]

Interior de estilo modernista de la casa Vicens (Barcelona, 1883-1888), de Antoni Gaudí

Las artes decorativas incluyen procedimientos y técnicas como la cerámica, el mosaico, la ebanistería, la orfebrería, la glíptica, el esmalte, la taracea, la metalistería, el textil, la tapicería, la corioplastia o la vidriería. También a menudo engloba las artes gráficas (grabado) y la miniatura, así como algunas obras de arquitectura, pintura y escultura destinadas a la ornamentación y concebidas en serie, no como obras individuales.[2]

Las artes decorativas han estado presentes en mayor o menor medida en todos los períodos de la historia del arte en general, bien por solitario o bien en conjunción con otras artes, especialmente la arquitectura. En muchos casos han marcado de forma determinante algún período histórico, como el arte bizantino, el islámico o el gótico, de tal forma que no sería posible valorarlo adecuadamente sin la presencia de este tipo de realizaciones. En otros casos, especialmente el de culturas nómadas, es el único tipo de realización artística llevado a cabo por estos pueblos, como es el caso de los escitas o de los pueblos germánicos que invadieron el Imperio romano. En muchas culturas las artes decorativas han tenido un estatus similar al resto de las artes, como es el caso de la cerámica griega o la laca china. Cabe también valorar la estrecha relación entre las artes decorativas y la cultura popular, que a menudo ha tenido en este medio su principal vía de expresión.[3]

Prehistoria

 
Vaso campaniforme de Ciempozuelos, de arcilla negra pulimentada con una capa de barro fino y decorada con motivos geométricos incisos rellenos de pasta blanca, Museo Arqueológico Nacional, Madrid

El arte prehistórico es el desarrollado por el ser humano primitivo desde la Edad de Piedra (Paleolítico superior, Mesolítico y Neolítico) hasta la Edad de los Metales, períodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artísticas por parte del ser humano. En el paleolítico (25 000-8000 a. C.), el hombre se dedicaba a la caza y vivía en cuevas. Tras un período de transición (mesolítico, 8000-6000 a. C.), en el neolítico (6000-3000 a. C.) se volvió sedentario y se dedicó a la agricultura y la ganadería, con sociedades cada vez más complejas (estratificación social, religión). Comienza entonces la producción de piezas de artesanía, ya que las obras manufacturadas solían tener una incipiente decoración, si bien no había una conciencia plena de elaboración de productos artísticos. Por último, en la llamada Edad de los Metales (3000-1000 a. C.), surgieron las primeras civilizaciones protohistóricas.[4]

Las primeras manifestaciones que se podrían considerar artes decorativas proceden del neolítico, período en el que aparecen las primeras decoraciones arquitectónicas y las primeras obras de cerámica, así como el arte textil. Entre las primeras pueden citarse como más relevantes el friso con decoración de espirales de Hal Tarxien (Malta) o el poste de piedra igualmente decorado con espirales del túmulo de New Grange (Irlanda).[5]​ En el milenio IV a. C. apareció la llamada cerámica cardial, decorada con impresiones de conchas (cardium), realizadas en toda la superficie a modo de horror vacui. Ha sido encontrada en diversos puntos de Europa occidental y oriental.[6]

El neolítico dio paso a la Edad de los Metales, pues la utilización de elementos como el cobre, el bronce y el hierro supuso una gran transformación material para estas antiguas sociedades. La metalurgia del bronce apareció en Anatolia, desde donde pasó a Chipre y Creta y, posteriormente, el resto de Europa. La mayoría de sus realizaciones eran de arte mobiliar, preferentemente joyas y armas, decoradas con motivos geométricos abstractos. Surgió entonces la orfebrería, donde se trabajaba el oro y piedras preciosas como el jade o el ámbar, con realizaciones como el collar de jade de Poltalloch (Escocia), los vasos de oro de Rillaton (British Museum) y Glenisheen (Irlanda), el casco de oro de Poiana (Rumanía) o la taza de oro de Borgbjerg (Dinamarca).[7]​ En cerámica surgieron en el calcolítico los vasos campaniformes con motivos ornamentales inspirados en la cestería, originaria de España y con una difusión posterior por toda Europa.[8]

En la Edad del Hierro destacaron las culturas de Hallstatt (Austria) y La Tène (Suiza). La primera se dio entre el siglo VIII a. C. y el siglo V a. C., caracterizada por la cerámica polícroma, con decoraciones geométricas y aplicaciones de adornos metálicos. La Tène se desarrolló entre el siglo V a. C. y el siglo I a. C., ligada a la cultura celta. Destacó por sus objetos en hierro (espadas, lanzas, escudos, fíbulas), con diversas fases de evolución (La Tène I, II y III). Al final de esta era recibió las influencias griega, etrusca y del arte de las estepas.[9]​ Algunas realizaciones célebres son el caldero de plata de Gundestrup (Dinamarca), las vasijas de bronce de Basse-Yutz (Metz) o el espejo de bronce de Birdlip (Gloucestershire).[10]​ En España cabe mencionar en el seno de la cultura tartéssica el tesoro de El Carambolo, compuesto por diversas piezas de oro y cerámica de depurada factura.[11]

Arte antiguo

 
Cerámica esmaltada de la puerta de Istar, que representa un animal fantástico con cabeza de serpiente y patas de león y águila, Museo de Pérgamo, Berlín

Puede llamarse así a las creaciones artísticas de la primera etapa de la historia, iniciadas con la invención de la escritura, en las que destacan las grandes civilizaciones del Próximo Oriente: Egipto y Mesopotamia. También englobaría las primeras manifestaciones artísticas de la mayoría de pueblos y civilizaciones de todos los continentes. En esta época aparecieron las primeras grandes ciudades, principalmente en cuatro zonas delimitadas por grandes ríos: el Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Indo y el río Amarillo.

Mesopotamia

El arte mesopotámico se desarrolló en la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates (actuales Siria e Irak), donde desde el milenio IV a. C. se sucedieron diversas culturas como los sumerios, acadios, amorritas, asirios, caldeos, etc. En Mesopotamia la carencia de piedra llevó a la construcción con ladrillo y adobe, materiales pobres que requerían un revestimiento si se quería construir un edificio más o menos estético, lo que se lograba con apliques cerámicos.[12]​ Aquí se inventaron las primeras herramientas de alfarería, como el torno y el horno de dos cámaras, cerca del 3400 a. C.[13]​ Las obras de cerámica esmaltada decoraban las paredes de los palacios y las puertas de las ciudades, como la de Istar en Babilonia, con dibujos de leones y animales fantásticos. Un buen ejemplo es el templo de Eanna en Uruk, del que proceden las muestras más antiguas de decoración cerámica, a través de unas piezas de colores rojo, blanco y negro, dispuestas a modo de mosaico geométrico. Esta decoración evolucionará más adelante a motivos como rosetas o trenzados, como en los templos de Tell Halaf y El Obeid. En los zigurats sumerios, asirios y babilónicos era tradicional recubrir cada uno de sus pisos de un color distinto, al tiempo que evolucionaban las ornamentaciones hacia motivos cada vez más complejos, con representaciones mitológicas y escenas historiadas, como en el templo de Eanna en Uruk.[14]

En la evolución de la cerámica decorativa se perciben por primera vez efectos estéticos y simbólicos que denotan una voluntad creadora alejada de la realización meramente estructural. El aspecto estético se percibe especialmente en el cromatismo, a través de la búsqueda de entonaciones no degradadas que contrastan entre sí. El aspecto simbólico se manifiesta en los efectos de luz y brillo conseguidos mediante la cerámica vidriada, que se asocian en templos y palacios con los grandes seres que dominan el mundo, sean divinos o de la realeza.[15]​ Este rico cromatismo se aprecia asimismo en los mosaicos taraceados y en las obras de orfebrería, donde abundan el oro y las piedras preciosas, como el nácar y el lapislázuli.[16]​ Los mejores exponentes son los tesoros encontrados en las tumbas reales de Ur, con obras como el llamado mosaico del Estandarte o las joyas de la reina Shubad, conservadas en el British Museum.[17]

En esta región se desarrolló notablemente la glíptica, a través de sellos de forma cilíndrica grabados en mármol, caliza o concha, decorados con motivos geométricos, animales (reales o fantásticos), inscripciones cuneiformes o escenas históricas, religiosas o de la vida cotidiana, como un cilindro sumerio del 2800 a. C. grabado con un banquete nupcial.[18]​ En las artes del metal destacan las puertas de Balawat, en la ciudad asiria de Imgur-Bel, realizadas en bronce entre el 860 y el 849 a.C., decoradas con escenas de las campañas militares de Salmanasar III.[19]

Egipto

En Egipto surgió una de las primeras grandes civilizaciones, con obras de arte elaboradas y complejas que suponen ya una especialización profesional por parte del artista/artesano. Con un sistema político fuertemente centralizado y jerarquizado, su arte era intensamente religioso y simbólico. Iniciado alrededor del 3000 a. C., el arte egipcio perduró hasta la conquista de Alejandro Magno, si bien su influencia persistió en el arte copto y bizantino.[20]

El arte egipcio se caracteriza por la unidad estilística mostrada uniformemente durante toda su historia, que se manifiesta en aspectos como el estatismo y la rigidez de sus figuras, la minuciosidad del detalle o el sentido plano de la escena y el color, con una policromía de colores sin degradaciones, con contornos marcados. Esto se percibe asimismo en la orfebrería con el tabicado y embutido de distintos materiales, o en el vidrio mediante la unión de bandas onduladas monocromas.[21]​ Una de sus mayores manifestaciones dentro del marco arquitectónico fue la pintura y el relieve policromado, que decoraba tanto interiores como exteriores de edificios, como se percibe en el palacio de Tell el-Amarna (dinastía XVIII).[22]

Los egipcios lograron grandes avances técnicos, especialmente en orfebrería, como en el batido del oro, el cincelado, el grabado a buril, el granulado y la incrustación.[23]​ Algunas realizaciones sobresalientes son: los brazaletes de la esposa del rey Djer (dinastía I), los brazaletes de Hetepheres I (dinastía IV), el collar usej de Imthepy (dinastía VI), la cabeza de oro del dios Horus hallada en Hieracómpolis (dinastía VI), la diadema y el cinturón de la princesa Sit-Hator (dinastía XII), el pectoral de Sesostris II (dinastía XII) y las joyas encontradas en la tumba de Tutankamón (dinastía XVIII), entre las que destaca su máscara funeraria, de oro batido con incrustaciones de pasta de vidrio y lapislázuli, cuarzo y feldespato, así como el sarcófago, de 1110 kg de oro puro.[24]

La ebanistería era de maderas importadas (ébano, cedro y ciprés), recubiertas a menudo de oro o marfil, como los muebles de las tumbas de Yuya y Tuyu (Museo Egipcio de El Cairo).[25]​ En piedra destacan las paletas de esquisto con formas de animales (Paleta de los perros, Museo del Louvre), o los vasos de caliza, basalto o alabastro de diferentes formas (piriforme, cordiforme, esférica, cilíndrica, de barrilete).[26]​ La cerámica se dio en dos vertientes: alfarería y loza fina; en la primera, realizada con torno desde el 3200 a. C., se encuentran múltiples formas y motivos decorativos, mientras que la loza es empleada como revestimiento arquitectónico —como se puede percibir en Saqqarah, Tell el-Amarna o Medinet Habu— y en la elaboración de diversos objetos (collares, canopes, vasos, vasijas, copas).[27]​ La metalurgia egipcia se centró en el cobre y el bronce, ya que el hierro no se usó hasta época grecorromana. Los principales objetos realizados eran vasos, espejos, fuentes y jarras, así como estatuillas de bronce a la cera perdida, como la de la reina Karomama (dinastía XXII), damasquinada en oro.[28]​ El tejido se centró en el lino, tanto en el vestido como en tapices y alfombras, como en el tapiz decorado con flores de la tumba de Tutmosis IV (Museo de El Cairo) o la alfombra de la tumba del arquitecto Ja (Museo Egipcio de Turín). Destacan los vestidos hallados en la tumba de Tutankamón, revestidos de cuentas de cerámica y plaquetas de oro. Los egipcios también trabajaron el cuero, como se denota en las sandalias de Tutankamón, de cuero verde con hojas de oro, y en la tienda fúnebre de la reina Isimjeb (dinastía XXI).[29]

Otras manifestaciones

  • Arte de las estepas: es el correspondiente a los pueblos nómadas que habitaban las llanuras euroasiáticas (cimerios, escitas, hunos, sármatas, etc.), principalmente entre el II y el I milenio a. C. Su arte era preponderantemente mobiliar, fácil de transportar, al ser un pueblo nómada. Ligado a la metalurgia, destacan los objetos en bronce, hierro y metales preciosos (armas, escudos, fíbulas, cinturones, joyas), así como obras en madera, hueso, cuero, telas y alfombras. En sus obras destacan los motivos animalísticos, posiblemente de origen totémico. El arte escita influenció al de los pueblos germánicos, vikingos y paleocristianos.[30]
  • Arte hitita: el Imperio hitita se desarrolló en Anatolia, Armenia y Siria entre los siglos xvii y xii  a. C. Recibió influencia mesopotámica y, a su vez, influenció al arte persa, minoico y etrusco. Los hititas elaboraban una cerámica monocroma de aspecto brillante y pulimentado, además de productos más elaborados como vasos teriomorfos y recipientes policromados con decoración en relieve. De los restos hallados cabe destacar unas jarras de pico largo encontradas en Kültepe y Alişar Hüyük, así como un vaso con forma de león procedente de Kara Hüyük que el arqueólogo Georges Contenau definió como «el antepasado de los aguamaniles».[31]​ También destacaron en orfebrería, principalmente amuletos y colgantes de oro, y unos rytha teriomorfos en plata conservados en la colección N. Schimmel.[32]
  • Arte fenicio: pueblo de tradición marinera, dedicados principalmente al comercio, navegaron por todo el Mediterráneo y el norte de África, y fundaron la ciudad de Cartago en la actual Tunicia. Transmitieron la influencia del arte oriental por todo el Mediterráneo. El arte fenicio se dio también en distintas zonas del Mediterráneo, especialmente Chipre, Cerdeña e Ibiza. Destacan especialmente en orfebrería, con notables hallazgos arqueológicos como la copa de oro de Ras Shamra (siglo XIV a. C.) o el pectoral de oro de Byblos (Museo del Louvre).[33]
  • Arte ibérico: la cultura ibérica se desarrolló entre los siglos vi y i  a. C. en la península ibérica. Se conservan diversas piezas de orfebrería, algunas de ellas de influencia griega, como las del tesoro de Jávea (Museo Arqueológico Nacional, Madrid). En cerámica se distinguen tres escuelas: la andaluza, de influencia griega, con motivos ornamentales de líneas y círculos; la del sudeste, con escenas figuradas y temas de animales; y la del Ebro, con representaciones de pájaros y figuras humanas de gran esquematismo.[34]
  • Arte persa: situado en Persia (actual Irán), se prolonga desde el siglo VI a. C. con la dinastía aqueménida hasta el siglo VII d. C. con la dinastía sasánida. Muchas de sus realizaciones son herederas de las culturas mesopotámicas, lo que se denota en la arquitectura con el empleo de azulejos, mosaicos y relieves policromados. En Persia tuvieron especial relevancia las artes textiles, tanto en alfombras y cortinas como en tapices y bordados, que abundaban en la decoración interior. El textil persa influyó notablemente en el bizantino e islámico, e incluso en el chino y japonés.[35]

Arte clásico

 
Heracles en reposo, ánfora del pintor de Andócides, c. 520 a. C., Staatliche Antikensammlung de Múnich

Se denomina arte clásico al arte desarrollado en las antiguas Grecia y Roma, cuyos adelantos tanto científicos como materiales y de orden estético aportaron a la historia del arte un estilo basado en la naturaleza y en el ser humano, donde preponderaba la armonía y el equilibrio, la racionalidad de las formas y los volúmenes, y un sentido de imitación (mímesis) de la naturaleza que sentaron las bases del arte occidental, de tal forma que la recurrencia a las formas clásicas ha sido constante a lo largo de la historia en la civilización occidental.[36]

Grecia

En Grecia se desarrollaron las principales manifestaciones artísticas que han marcado la evolución del arte occidental. Tras unos inicios donde destacaron las culturas minoica y micénica, el arte griego se desarrolló en tres periodos: arcaico, clásico y helenístico.[37]​ Las artes decorativas adquieren por primera vez una autonomía propia, desvinculada del marco arquitectónico que condicionaba las realizaciones egipcias o mesopotámicas.[38]

En el arte minoico fue importante la pintura decorativa de los edificios, con escenas figuradas de temáticas diversas —generalmente inspiradas en la naturaleza—, con una inicial influencia egipcia de la que se desmarca radicalmente en su sentido rítmico del movimiento (frescos de la Taurocatapsia o los Delfines del megarón de la reina de Cnosos). Cabe destacar también la cerámica, en dos etapas: la de Kamarés (siglos xix-xviii a. C.), de colores claros sobre fondo oscuro, con representaciones de motivos geométricos; y la «cerámica de los segundos palacios» (c. 1500 a. C.), más naturalista, de motivos vegetales y marinos.[39]

En el arte micénico se produjeron obras de orfebrería de gran valor artístico, como los vasos y las máscaras funerarias de oro hallados en los círculos de tumbas de Micenas.[37]​ En la cerámica aparece la figura humana, en escenas representadas en bandas horizontales.[40]

Del arte griego propiamente dicho destaca la cerámica decorada con imágenes pictóricas, generalmente alusivas a la mitología griega, pero también a escenas históricas o incluso de la vida diaria, de la que hay dos variantes principales: de figuras negras sobre fondo rojo y de figuras rojas sobre fondo negro.[41]​ La primera surgió en Corinto en el siglo VII a. C. y, como su nombre indica, las escenas se pintaban en negro sobre el color original de la arcilla, generalmente de un naranja rojizo. La segunda se atribuye a un pintor conocido como pintor de Andócides, alrededor del 530 a. C., y consiste en el método contrario, pintar el fondo de negro y dejar la escena representada del color de la arcilla. Menos usada fue la técnica de fondo blanco, aparecida en Atenas en el siglo VI a. C., en que a la arcilla se le aplicaba un engobe blanco que posteriormente se pintaba.[42]​ Los griegos idearon numerosas tipologías de objetos cerámicos, cada uno para una función concreta, entre las que destacan: alabastrón, ánfora, cáliz, crátera, fuente, hydria, jarra, kalathos, kantharos, kylix, kyathos, lekythos, lutróforo, pátera, plato, psykter, pyxis, rython, skyphos, stamnos, etc.[42]​ La cerámica fue una de las principales realizaciones materiales de la cultura griega y su copiosa producción hace que subsista en abundancia en la actualidad y esté presente en la mayoría de museos europeos, entre los que destacan las colecciones de Atenas y del Louvre.[43]​ Su equiparación con el resto de las artes le otorgó un prestigio que se denota en la firma en muchas ocasiones de la obra por parte del pintor; algunos ejemplos son: Amasis, Dúrides, Exequias, Eufronio, Midias, Sófilos, Aristófanes, Nearco, Onésimo, Polignoto, etc.[44]

Los griegos destacaron también en orfebrería, vidrio y mosaico, con innovaciones técnicas como el camafeo, aparecido en Alejandría en el siglo II a. C., o el vidrio soplado, que surgió en la misma ciudad en el siglo I a. C.[45]​ En mobiliario se encuentran diversas tipologías como escabeles, sillas de respaldo inclinado sin brazos (klismós), camas de tablas colocadas sobre caballetes o cajas ambivalentes que servían como contenedor de objetos o como asiento.[46]​ En metal se empleó preferentemente el bronce, con el que se elaboraban todo tipo de objetos, desde cascos y escudos hasta muebles, vasos, espejos y estatuillas; destaca la crátera de Vix (c. 525 a. C., Museo de Châtillon-sur-Seine), de hojas de bronce batidas con decoración de relieves a la cera perdida en el cuello.[47]

Roma

Con un claro precedente en el arte etrusco, el arte romano recibió una gran influencia del arte griego. Gracias a la expansión del Imperio romano, el arte clásico grecorromano llegó a casi todos los rincones de Europa, norte de África y Próximo Oriente, y sentó la base evolutiva del futuro arte desarrollado en estas zonas.[48]

Entre las artes decorativas romanas destaca el mosaico, elaborado generalmente en opus sectile, opus vermiculatum u opus tessellatum, entre los que destacan la Batalla de Isos en Nápoles, el Sacrificio de Ifigenia en Ampurias o Los músicos ambulantes de la villa de Cicerón en Pompeya, firmado por Dioscórides de Samos.[49]​ También destacó la terra sigillata, un tipo de cerámica roja decorada con estampación o mediante relieves hechos a molde.[50]​ Los romanos avanzaron notablemente en el arte lapidario, como sus vasos realizados en ágata, sardónice y pórfido, así como en la glíptica, tanto en piedras grabadas como en camafeos, con temas que van desde la mitología y el retrato hasta la animalística y las escenas de género; entre ellas cabe destacar el Gran Camafeo del tesoro de la Sainte-Chapelle, que representa la glorificación de Germánico.[51]

 
Gemma Augustea (c. 10-30 d. C.), camafeo de sardónice, Museo de Historia del Arte de Viena

En el seno de la arquitectura tuvo también gran importancia la pintura ornamental, como se evidenció tras el hallazgo de los restos de Pompeya. En las villas romanas la pintura asumió una nueva finalidad, la modificación de lo tectónico a través del carácter ilusionista de la pintura, tanto a través de escenas figurativas como mediante la imitación de otros materiales, como el mármol, recreado pictóricamente para tapar el uso edilicio de materiales pobres.[52]​ También fue corriente el uso del estuco, una técnica en la que se consiguió un alto grado de refinamiento en el modelado de figuras y enmarques, como se percibe en la casa de Livia, en La Farnesina y en la bóveda del Coliseo.[53]

En el vidrio se generalizó la técnica del soplado, con variantes como el soplado en moldes, y se obtuvo el vidrio transparente. La decoración se hacía con hilos de vidrio de diferentes colores. Uno de los mejores exponentes es el vaso Portland (siglo I), con dos capas de cristal, azul y blanco, imitando un camafeo.[54]​ La orfebrería destacó por su suntuosidad, con gusto por los contrastes cromáticos, en piezas de gran valor y pericia técnica destinadas solo a las élites con gran poder adquisitivo.[55]​ Un buen exponente es el busto de oro de Marco Aurelio hallado en Avenches (Suiza), del siglo II.[56]​ El trabajo del metal tuvo su máxima expresión en los vasos de bronce, a veces con incrustaciones de oro o plata; un buen ejemplo es el vaso de Cornelia Chelidoni procedente de Pompeya, en forma de sístula con asas de plata y trípode de monstruos alados (Museo de Nápoles).[57]

En mobiliario destaca el triclinium —de origen etrusco—, lecho donde los romanos se recostaban a comer. En época imperial se dieron muebles con decoración helenística de gran lujo, con patas de mármol en forma de leones, grifos, esfinges y otros animales, a menudo con adornos de bronce. Los muebles más usados eran: sillas de respaldo inclinado (cathedra), escabeles de sección redonda con patas de tijera (sella) y armarios con estantes interiores cerrados por dos batientes.[46]​ En el textil destacó el uso de la seda, importada de China, que a menudo se decoraba con dibujos de hilos de oro (aurum phrygium).[58]

Arte medieval

 
Mosaico de la Pastoral celeste (primera mitad del siglo V), Mausoleo de Gala Placidia, Rávena

La caída del Imperio romano de Occidente marcó el inicio en Europa de la Edad Media, etapa de cierta decadencia política y social, pues la fragmentación del imperio en pequeños estados y la dominación social de la nueva aristocracia militar supuso la feudalización de todos los territorios anteriormente administrados por la burocracia imperial. Las nuevas culturas dominantes —de origen germánico— reinterpretaron el arte clásico, mientras que la nueva religión, el cristianismo, impregnó la mayor parte de la producción artística medieval.[59]

Arte paleocristiano

 
Cátedra de Maximiano (c. 547), Museo Arzobispal de Rávena

Es el arte de los primeros tiempos del cristianismo, surgido en el seno del Imperio romano, primero en la clandestinidad y posteriormente de forma oficial, tras la adopción del cristianismo por el emperador Constantino I el año 313. Se desarrolló notablemente el mosaico, generalmente con temas bíblicos y de los santos. Unos primeros ejemplos destacables se dan en las basílicas de Santa Pudenciana y Santa María la Mayor en Roma, tras los que destacan por su excelencia los de Rávena, que influirán en el arte bizantino: en el siglo V destaca el mosaico de la Pastoral celeste en el Mausoleo de Gala Placidia, así como las escenas evangélicas y las procesiones de santos de San Apolinar el Nuevo.[60]

Destacó igualmente la miniatura, de la que se distinguen dos escuelas: la helenístico-alejandrina, de formas clásicas y cuidada ambientación (Rollo de Josué, Biblioteca Vaticana); y la siria, que otorga gran importancia a la figura humana, generalmente sobre fondos purpúreos (Evangeliario de Rábula, Florencia).[61]

Del resto de artes aplicadas destacó la eboraria, cuya iconografía, de origen helenístico-alejandrino, influyó en el arte carolingio; uno de los mejores ejemplos es la cátedra de Maximiano en Rávena, así como la lipsanoteca (caja de reliquias) de Brescia. Otro exponente destacable son las ampollas con que los peregrinos traían agua del río Jordán, conservadas en la catedral de Monza, con temas evangélicos de iconografía siria.[62]​ El vidrio se dio especialmente en los vasos, copas y cálices a menudo destinados a la liturgia, a veces con fondo de oro y grabados con escenas religiosas.[63]​ El bronce fue empleado principalmente en lámparas, como la de Florencia con forma de barco que simboliza la Iglesia, del siglo IV.[64]​ El tejido se desarrolló especialmente en el arte copto, con telas de lana y trama de lino en punto gobelino.[65]

Arte bizantino

 
Justiniano y su séquito, mosaico de San Vital de Rávena (siglo VI)

Pese a la caída del Imperio romano de Occidente, en Oriente perduró —conocido como Imperio bizantino— hasta la conquista de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos. Heredero del arte helenístico, el arte bizantino recogió las principales tradiciones artísticas orientales, de las que fue puerta de entrada en Europa, donde el arte bizantino influyó en el arte prerrománico y románico.[66]

El arte bizantino heredó del paleocristiano sus dos tradiciones musivarias, la helenística y la siria; esta última, caracterizada por la concepción plana de las escenas y la idealización de las figuras, es la que acabaría imponiéndose. Destacan los mosaicos de San Demetrio de Salónica, los de Santa Sofía de Constantinopla (Cristo Pantocrátor del mosaico de la Déesis, escena de El emperador León VI prosternado ante Cristo) y los de San Vital de Rávena, especialmente la escena de Cristo entrega la corona del triunfo a san Vital y las representaciones de Justiniano y Teodora con sus séquitos. Los mosaicos de la Italia bizantina ejercieron una notable influencia en el arte medieval europeo, especialmente los de la escuela veneciana (San Marcos de Venecia, Torcello) y los de la siciliana (Cefalù, Monreale, capilla palatina de Palermo).[67]

Del resto de artes aplicadas sobresalieron las textiles, de inspiración sasánida, caracterizadas por las escenas enmarcadas en círculos; y la orfebrería, en la que destaca el empleo del oro en abundancia y del esmalte tabicado o alveolado, con realizaciones como la Pala de oro de San Marcos de Venecia o el tesoro del Monte Athos.[68]​ El mobiliario era más lujoso que en Occidente, con incrustaciones de oro, plata y nácar, y revestimientos con paños y cojines.[46]

Arte germánico

 
Corona de Hierro de la reina Teodolinda (c. 590-600, catedral de Monza), realizada según la tradición con el hierro de uno de los clavos de la crucifixión de Cristo

Los pueblos germánicos se asentaron en el antiguo Imperio romano de Occidente tras su caída en el año 476, fecha en que se crearon numerosos reinos regidos por diversas tribus, como los ostrogodos en Italia, los visigodos en España o los francos en Francia, cada uno con su propia cultura y diversidad de estilos artísticos.[69]​ Las principales realizaciones de estos pueblos eran de arte mobiliar, generalmente de carácter suntuoso (fíbulas, armas, espuelas, broches de cinturón) y con motivos ornamentales alejados del naturalismo, por lo general formas geométricas y de entrelazo.[70]​ Entre las obras realizadas por estos pueblos en el terreno de las artes aplicadas destacan las piezas de orfebrería, en las que abunda la técnica del esmalte en frío, unos trozos de pasta fría que se introducían en celdillas; otras técnicas eran la decoración por entalladura y cuña, la taracea alveolar, el burilado y cincelado, la filigrana y el damasquinado.[71]​ Merecen destacarse en este terreno el tesoro de Childerico (Biblioteca Nacional de París) y el tesoro de la reina Teodolinda (catedral de Monza).[72]

En la península ibérica, el arte visigodo destacó en orfebrería, sobre todo en fíbulas, coronas y cruces, como los hallados en los tesoros de Guarrazar (Museo Arqueológico Nacional) y Torredonjimeno (Museos Arqueológicos de Madrid, Barcelona y Córdoba), de influencia bizantina.[73]

Arte prerrománico

 

Se denomina así a los múltiples estilos desarrollados en Europa desde la coronación de Carlomagno (año 800) hasta alrededor del año 1000, donde la aparición del románico supondrá la divulgación de un mismo estilo unitario a lo largo de todo el continente europeo. Esta acepción es simplemente una forma de englobar una serie de estilos independientes y con pocos o ningún factor común, con el único aglutinante de ser predecesores de la internacionalización del románico.[59]

  • Arte vikingo: los pueblos de Escandinavia elaboraron principalmente arte mobiliar, por lo general armas, fíbulas y cinturones, de los que destacan las fíbulas con largas agujas y las espadas con botón terminal y anillos en la empuñadura, decorados en damasquinado, tabicado y filigrana.[78]

Arte románico

El arte románico representa el primer estilo de carácter internacional de la cultura europea occidental, con una identidad plenamente consolidada tras el paso del latín a las lenguas vernáculas. De carácter eminentemente religioso, casi todo el arte románico estaba dirigido a la exaltación y divulgación del cristianismo. Surgido a mediados del siglo XI, se desarrolló fundamentalmente durante el siglo XII, a finales del cual empezó a coexistir con el incipiente gótico. En el románico culminaron los diversos estilos producidos por el prerrománico, a la vez que se denota la influencia oriental del arte bizantino.[81]

En la miniatura predominaron dos escuelas: la italiana, de influencia bizantina, realizada sobre todo en rollos de pergamino; y la inglesa, caracterizada por sus elaboradas iniciales y por sus imágenes expresionistas, donde descuella la escuela de Winchester. En España se percibe aún la influencia mozárabe, aunque se van introduciendo los cánones europeos, en obras como la Biblia de San Pedro de Roda (Biblioteca Nacional de París), la Biblia de Ripoll (Biblioteca Vaticana), el Libro de los feudos (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona) y el Libro de los testamentos (catedral de Oviedo).[82]

Dentro del marco arquitectónico tuvo una gran relevancia la escultura ornamental, especialmente la de los tímpanos de fachadas de iglesias y la de los capiteles de columnas, decorados con motivos geométricos, vegetales, animales o monstruos, o bien con escenas religiosas, con una fuerte influencia oriental.[83]​ El mosaico continuó utilizándose especialmente en pavimentos, como el de la Ascensión de Alejandro de la catedral de Orvieto (1163-1166) o los signos del zodíaco de la basílica de San Miniato al Monte (Florencia, 1207).[84]

En esta época sobresalió la orfebrería, con empleo abundante de oro y piedras preciosas, como en el Relicario de los Tres Reyes Magos (catedral de Colonia), obra de Nicolás de Verdún, y el Cáliz de doña Urraca (San Isidoro de León). También destacó el esmalte, con un importante centro productor en Limoges, donde se desarrolló la técnica del campeado, con ejemplos como la lauda funeraria de Godofredo Plantagenet (Museo de Tessé, Le Mans) o los frontales de Santo Domingo de Silos (Museo Provincial de Burgos), de la catedral de Orense y de San Miguel in Excelsis (Huarte-Araquil). También tuvieron relevancia las labores textiles, especialmente los bordados, como el Tapiz de Bayeux (siglo XI), con escenas de la conquista de Inglaterra por los normandos, o el Tapiz de la Creación de la catedral de Gerona (siglo XI), con escenas del Génesis.[85]

La vidriería se desarrolló como cerramiento de vanos entre finales del e inicios del xii, cuando fue objeto igualmente de soporte para la plasmación de programas iconográficos relacionados con el cristianismo. Uno de los primeros exponentes es la Cabeza de Cristo de la iglesia de San Pedro y San Pablo de Wissembourg (Musée de l'Œuvre Notre-Dame, Estrasburgo), a la que siguieron los vitrales de las catedrales de Le Mans, Poitiers, Angers, Bourges, Chartres, etc.[86]

En metalistería predominó el uso del bronce, como en las puertas de la iglesia de San Miguel de Hildesheim, decoradas con escenas del Génesis y de la vida de Cristo,[87]​ o de la catedral de Verona, obra de Vigilelmus.[88]​ Este material también se dio en lámparas, cruces, candelabros, cálices, aguamaniles y pilas bautismales, como la de la iglesia de San Bartolomé de Lieja, obra de Renier de Huy.[89]​ El hierro se dio principalmente en las rejas para coros, como los de la iglesia abacial de Sainte-Foy de Conques, la colegiata de San Isidoro de León o de las catedrales de Angers, Durham, Winchester, Jaca y Palencia.[90]

En ebanistería predominó la simplicidad y la severidad, como correspondía a la religión preponderante, el cristianismo, que propugnaba la pobreza y la austeridad. En los monasterios nació el escritorio, mesa con puertecillas y estantes, con atriles y repisas para libros. Proliferaron los arcones, que servían para guardar ropa y, a la vez, como asiento. Las camas ganaron en altura y se aislaron del suelo, a menudo decoradas con baldaquinos con cortinas. Las mesas (mensae) eran largas y apoyadas en trípodes. Las sillas eran plegables con patas curvadas (faldistorium).[91]

Arte gótico

El arte gótico[nota 1]​ se desarrolló entre los siglos xii y xvi, época de gran desarrollo económico y cultural. El fin de la época feudal supuso el afianzamiento de los estados centralizados, con mayor predominio de las ciudades sobre el campo, al tiempo que un sector cada vez mayor de la sociedad tenía acceso a la cultura, que dejó de ser patrimonio exclusivo de la Iglesia. El auge de las universidades comportó un aumento de los estudios científicos, filosóficos y literarios, y sentó las bases de la cultura moderna. Las artes decorativas tuvieron gran relevancia durante el gótico, favorecidas por las nuevas clases urbanas de mercaderes y artesanos.[93]

La miniatura gótica se desarrolló especialmente en Francia, con miniaturas caracterizadas por encuadramientos de corte arquitectónico, influidas por las vidrieras de las catedrales, con un rico cromatismo, empleo abundante del oro y orlas de tipo vegetal (Salterio de la reina Blanca de Castilla, Biblioteca del Arsenal, París).[94]​ Se pusieron de moda los libros de horas, decorados con gran suntuosidad, como en las obras de Jean Pucelle o los hermanos Limbourg, con escenas de gran realismo y minuciosidad que apuntan ya a la pintura renacentista.[95]

Una de las principales especialidades del gótico fue la vidriera, que a su función iluminadora unió un aspecto simbólico de trascendencia divina. La arquitectura gótica tuvo una gran evolución desde el siglo XII: ganó altura gracias a nuevos diseños y a la introducción de nuevos elementos arquitectónicos como el arco ojival y la bóveda de crucería, junto al uso de contrafuertes y arbotantes para sustentar el peso del edificio, lo que permitió la apertura de amplios ventanales que colmaron de luz el interior, que ganó en transparencia y luminosidad. Esta luz física cobró igualmente una trascendencia metafísica, dado el carácter simbólico de los templos cristianos: para los teólogos, la iglesia era la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén.[96]​ Los amplios ventanales cubiertos de cristales de colores permitían matizar la luz que entraba por ellos, creando fantásticos juegos de luces y colores, fluctuantes en las distintas horas del día, que se reflejaban de forma armónica en el interior de los edificios. Se realizaban sobre cristales engarzados en madera, yeso, oro o plomo, los cuales se iban encajando con láminas de plomo. Desde 1340 ya no se hicieron cristales de colores, sino que se coloreaba sobre cristal blanco.[97]​ Algunos exponentes fueron los vitrales de las catedrales de Chartres, Reims, Amiens o la Sainte-Chapelle de París, obra de Pierre de Montereau.[98]

 
La geometría (1200-1210), vitral del rosetón del transepto norte de la Catedral de Laon

En la orfebrería destacaron especialmente las custodias y los relicarios, donde sobresale el nombre de Enrique de Arfe (custodia de la catedral de Córdoba, 1518; custodia procesional de la catedral de Toledo, 1517-1524). También continuaron con éxito las obras en esmalte —en particular las procedentes de Limoges—, con una variedad de esmalte traslúcido sobre plata u oro surgida en el siglo XV (Tablas alfonsíes de la catedral de Sevilla, Ajedrez de Carlomagno de Roncesvalles, retablo de la catedral de Gerona).[99]​ La cerámica destacó en Faenza y Manises, y el vidrio en Venecia y Cataluña.[99]

La metalistería se dio especialmente en servicios de mesa, como platos, bandejas y aguamaniles, en los que destacó el taller de Dinant (Bélgica). También cabe citar como obra destacada las puertas de bronce del baptisterio de Florencia, de Andrea Pisano.[87]​ Se desarrolló notablemente la rejería, sobre todo en España, con dos escuelas: la catalana, de un solo cuerpo con remates de motivos florales; y la castellana, de varios cuerpos con frisos y remates de placas recortadas, como en las obras del toledano Juan Francés.[100]

 
Capa pluvial Butler-Bowden (c. 1330-1350), bordado de opus anglicanum, Victoria & Albert Museum, Londres

A finales del siglo XII surgió en las regiones italianas del Lacio y Campania el llamado mosaico cosmatesco, un tipo de taracea realizado con mármoles de colores, pastas vítreas, pórfidos rojos, serpentinas verdes y teselas doradas. Algunas de las mejores obras en este campo fueron los claustros de San Lorenzo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María in Aracoeli y Santa María in Cosmedin, en Roma.[101]

También se desarrolló notablemente el tapiz, con dos principales talleres en París y Arrás. Una de las mejores producciones es el Tapiz del Apocalipsis (castillo de Angers), elaborado entre 1375 y 1379 por Nicolas Bataille a partir de un cartón de Jean Bondol. Desde finales del siglo XV descollaron los talleres flamencos, como los de Bruselas, Tournai, Brujas, Valenciennes, Lille y Gante, confeccionados con mayor riqueza cromática y gran variedad de temáticas.[102]​ El bordado alcanzó cotas de gran calidad en Inglaterra, donde surgió una técnica llamada opus anglicanum, así como en Florencia, cuya técnica es conocida como opus florentinum.[103]

En la ebanistería gótica se puso de moda una decoración inspirada en la arquitectura de las catedrales, con ojivas, rosetas y ventanillas polilobuladas. Cabe destacar igualmente la riqueza decorativa desarrollada en las sillerías de los coros de catedrales y monasterios.[104]​ El mueble más usado fue el arcón, que servía tanto de armario como de banco o mesa, confeccionados generalmente en roble y armados con herrajes.[105]

De este período proceden los primeros grabados en Europa, realizados con xilografía: el primero conservado es el San Cristóbal del Museo Germánico de Núremberg, de 1423. En la década de 1430 apareció la calcografía. El grabado contribuyó a la popularización y abaratamiento del arte, y permitió al artista un nuevo medio de expresión.[106]

Arte de la Edad Moderna

El arte de la Edad Moderna —no confundir con arte moderno, que se suele emplear como sinónimo de arte contemporáneo[nota 2]​ se desarrolló entre los siglos xv y xviii. La Edad Moderna supuso cambios radicales a nivel político, económico, social y cultural: la consolidación de los estados centralizados supuso la instauración del absolutismo; los nuevos descubrimientos geográficos —especialmente el continente americano— abrieron una época de expansión territorial y comercial, y supusieron el inicio del colonialismo; la invención de la imprenta conllevó una mayor difusión de la cultura, que se abrió a todo tipo de público; la religión perdió la preponderancia que tenía en la época medieval, a lo que coadyuvó el surgimiento del protestantismo; a la vez, el humanismo surgió como nueva tendencia cultural, dando paso a una concepción más científica del hombre y del universo.[108]

Renacimiento

El Renacimiento fue un estilo surgido en Italia en el siglo XV (Quattrocento), que se expandió por el resto de Europa desde finales de ese siglo e inicios del siglo XVI (Cinquecento). Los artistas se inspiraron en el arte clásico grecorromano, por lo que se habló de «renacimiento» artístico tras el oscurantismo medieval. Estilo inspirado en la naturaleza, surgieron nuevos modelos de representación, como el uso de la perspectiva. Sin renunciar a la temática religiosa, cobró mayor relevancia la representación del ser humano y su entorno.[108]

 
La nef Burghley (1527-1528), de Pierre Le Flamand, nautilus con montura de plata semidorada, Victoria & Albert Museum, Londres

En esta época el artista empezó a tener conciencia de sí mismo como creador y a firmar sus obras, fenómeno presente igualmente en las artes decorativas. Surgieron diversas escuelas y talleres artesanales que darían nombre a sus realizaciones, como en cerámica los talleres de Faenza, Gubbio, Urbino, Delft, Saint-Porchaire, Talavera o Manises.[109]​ Por otro lado, surgió una nueva conciencia de estudio, investigación y difusión de los oficios artísticos; así, por ejemplo, el orfebre Juan de Arfe publicó los tratados Quilatador de oro y plata (1572) y De varia conmesuración para esculptura y architectura (1587).[110]Jacques Androuet du Cerceau publicó en 1566 su Livre des grotesques, donde exponía diseños para todo tipo de oficios artísticos.[111]​ Igualmente, Hans Vredeman de Vries publicó varias colecciones de grabados con diseños de decoración arquitectónica y mobiliario.[112]​ De igual manera, comenzó el estudio histórico de las artes decorativas, como en Relación del descubrimiento y conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo (1568), donde relata los trabajos de orfebrería realizados por los aztecas.[110]​ Cabe también destacar que muchos artífices de «artes mayores» realizaron obras de las consideradas decorativas: muchos pintores hacen dibujos para grabados, como Durero, Tiziano o Gentile Bellini; Benvenuto Cellini o Hans Holbein hacen diseños de orfebrería; Rafael confecciona cartones para tapices.[113]

Las artes decorativas tuvieron un gran auge debido al gusto por el lujo de las nuevas clases adineradas. La arquitectura tuvo un marcado componente ornamental, por lo que se desarrollaron ampliamente la pintura y escultura aplicadas a la construcción. En los edificios renacentistas abundaban las guirnaldas, los grutescos, los florones, los candelieri, los putti, los bucráneos, las cartelas, los clípeos, los motivos heráldicos y mitológicos, y otros elementos ornamentales. También se desarrolló ampliamente la pintura en paredes y techos, a menudo con efectos de perspectiva y trompe-l'œil.[114]​ En España, la arquitectura plateresca —cuyo nombre deriva de la platería— puso una especial atención en los elementos decorativos, principalmente candelabros, grutescos, festones y columnas abalaustradas. Un buen exponente son los relieves de mármol del trascoro de la catedral de Barcelona, de Bartolomé Ordóñez.[115]

El estuco tuvo un nuevo renacer desde la época romana, especialmente en el taller de Rafael, donde fue magistralmente utilizado por uno de sus discípulos, Giovanni da Udine. Posteriormente fue también utilizado asiduamente en la escuela de Fontainebleau, especialmente por Primaticcio.[116]​ En Florencia surgió en el siglo XVI el llamado «mosaico florentino», un tipo de embutido de piedras duras colocadas sobre una placa mediante masilla o cola, con una pulimentación final que le otorgaba un brillo como de espejo; las piedras más utilizadas eran el cuarzo, la calcedonia, el granito, el pórfido, el jaspe y el ágata. Esta técnica estuvo de moda hasta el siglo XIX.[117]

La tapicería destacó en Flandes, con obras basadas en bocetos desarrollados por pintores como Quentin Metsys o Bernard van Orley. En la técnica de mille-fleur (milflores) se realizó a finales del siglo XV el ciclo de La dama y el unicornio.[118]​ Entre 1515 y 1519 se realizó para el papa León X la serie de tapices de Los Hechos de los Apóstoles, según cartones de Rafael.[119]​ En España destacó el bordado popular, con varios centros de producción, los principales en la provincia de Toledo.[120]

El vidrio continuó con cotas de gran calidad en Venecia (Murano), decorado a veces con hilos de oro o con filamentos de vidrios de colores. En España destacó en Andalucía y Cataluña. La cerámica se elaboró en Italia con barnices vidriados, consiguiendo tonos brillantes de gran efecto y rico cromatismo, como la cerámica decorada alla madreperla de Deruta, la de reflejos rojos de Gubbio, la veneciana de color azul semejante a la porcelana o la de Urbino, de color sobre fondo blanco con motivos frecuentemente rafaelescos. En Francia, Bernard Palissy creó una cerámica con relieves de motivos vegetales y animales.[121]​ En España, el italiano Francisco Niculoso introdujo la cerámica vidriada pintada (retablo del oratorio del Alcázar de Sevilla), de la que surgirá un importante taller en Talavera de la Reina. En Manises continuó la tradición de cerámica de reflejos dorados al estilo morisco, y destacó también la loza catalana.[122]

 
Júpiter y Leda (c. 1530-1540), de Guido Fontana, mayólica del género istoriato, Metropolitan Museum of Art, Nueva York

La orfebrería fue cultivada por escultores como Lorenzo Ghiberti, Andrea del Verrocchio o Benvenuto Cellini, con piezas de gran virtuosismo y elevada calidad, como el salero de Francisco I de Francia de Cellini, de traza escultórica. El esmalte pervivió en Limoges con la familia Penicaud, autores de plaquetas esmaltadas que eran auténticos cuadros.[123]​ En España, la familia Arfe (Antonio, hijo de Enrique, y su hijo Juan) continuaron la confección de custodias, ahora en estilo plateresco (custodias de Santiago de Compostela y Medina de Rioseco, de Antonio, y de Ávila, Sevilla y Valladolid, de Juan).[122]

 
Arcón con escenas del Nacimiento y la Epifanía (c. 1525-1550), Museo del Diseño de Barcelona

En metalistería continuó el trabajo en bronce especialmente en puertas decoradas con relieves escultóricos, como las segundas y terceras puertas del baptisterio de Florencia, obra de Lorenzo Ghiberti, o las puertas de los pies de la catedral de Pisa, de Giambologna.[87]​ La rejería continuó en España con motivos platerescos, como en la obra de fray Francisco de Salamanca (reja del presbiterio de la catedral de Sevilla) y Cristóbal de Andino (reja de la capilla del Condestable de la catedral de Burgos); o puristas, como la reja del presbiterio de la catedral de Toledo, de Francisco de Villalpando.[124]

La ebanistería incorporó materiales preciosos como el marfil y la madreperla, apliques en hueso, pinturas al temple con motivos heráldicos o alegóricos, o relieves con panes dorados y plateados. Buen ejemplo de ello eran los studioli, las estancias que los grandes magnates renacentistas de vocación humanista dedicaban al estudio y al coleccionismo, como el del duque Federico de Urbino, con paredes revestidas de grandes estanterías con trabajos de taracea, realizado hacia 1450 por Baccio Pontelli según un boceto de Botticelli. Cabe remarcar que en esta época se introdujo el uso de bocetos para el diseño del mueble, claro ejemplo del carácter a la vez intelectual y artístico de este trabajo. Destacaron especialmente los diseños de Francesco Salviati. Continuaron las mismas tipologías que en el periodo medieval (camas, mesas, arcones, armarios), pero con una composición basada en paneles y molduras, y una decoración de estilo clásico. En el Cinquecento predominó el entallado, con mesas y sillas en forma de X, como la sella curulis romana.[125]

Se desarrollaron notablemente las artes gráficas, especialmente gracias a la invención de la imprenta. Aparecieron o se perfeccionaron la mayoría de las técnicas de grabado: calcografía (aguafuerte, aguatinta, grabado al buril, grabado a media tinta o grabado a punta seca), linograbado, xilografía, etc. En Italia se desarrolló el grabado en metal, practicado especialmente por los orfebres florentinos durante los siglos xv y xvi, mientras que en el Cinquecento se perfeccionó el aguafuerte gracias a la obra del Parmigianino. En Alemania destacó la obra de Durero, especialista en la técnica del buril, aunque también realizó xilografías. En Francia, el grabado fue practicado por la escuela de Fontainebleau, en la que destacó Jean Duvet, famoso por su serie del Apocalipsis (1561). En Flandes surgieron notables grabadores en la ciudad de Amberes, como los hermanos Wierix, autores de estampas de excelente técnica y detallismo, aunque basadas en composiciones ajenas; o Hieronymus Cock, que reprodujo numerosas obras de Brueghel.[126]

Barroco

 
La fábula de Aracne (Las hilanderas) (c. 1657), de Diego Velázquez, Museo del Prado, Madrid. La escena representa el trabajo de unas bordadoras de la fábrica de tapices de Santa Isabel de Madrid

El Barroco[nota 3]​ se desarrolló entre el siglo XVII y principios del xviii. Fue una época de grandes disputas en el terreno político y religioso, en la que surgió una división entre los países católicos contrarreformistas, donde se afianzó el estado absolutista, y los países protestantes, de signo más parlamentario. El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista, pero con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto.[128]

Tal como se inició en el período anterior, el artista fue cobrando una mayor relevancia como creador, y se fue forjando la figura del artista polifacético que intervenía en todos los aspectos de una obra. Así, muchos arquitectos se ocuparon de la decoración interior de sus edificios, faceta realizada incluso por pintores como Velázquez o Charles Le Brun, que dirigieron la decoración de los palacios reales en sus respectivos países.[129]​ En la época del absolutismo y de la normativización de las artes a través de las academias, se produjo el fenómeno de la intervención real en las manufacturas de muchas especialidades decorativas: en Francia se crearon la Manufactura Real de Muebles de la Corona, la Manufactura Real de Tapices de los Gobelinos y la Manufactura Nacional de Porcelana de Sèvres; en España, la Real Fábrica de Cristales de La Granja, la de porcelana del Buen Retiro, la de tapices de Santa Bárbara y el Real Laboratorio de Mosaicos y Piedras Duras del Buen Retiro; en Dos Sicilias, la Real Fábrica de Porcelanas de Capodimonte, la Real Fábrica de Tapices de Nápoles, la Real Fábrica de Mayólicas de Caserta y el Real Laboratorio de Piedras Duras de Nápoles; y, en Rusia, la Fábrica Imperial de Porcelana de San Petersburgo.[130]

En general, las artes decorativas barrocas destacan por su recargamiento, suntuosidad y carácter pomposo, con predominio de la línea curva frente a la recta, gusto por los contrastes lumínicos y los efectos ilusionistas, un cierto carácter escenográfico y de apariencia, minuciosidad del detalle, uso de materiales diversos y mixtificación de técnicas, y un gusto por lo exótico que se pone de manifiesto en la importación de productos del Lejano Oriente y, posteriormente, en su imitación (chinoiseries y japonesairies).[131]​ En algunos países surgieron variedades estilísticas concretas, como los estilos Luis XIV y Regencia en Francia o los estilos jacobino, Restauración, Guillermo y María y Reina Ana en Inglaterra.

 
La batalla de Zama (1688-1690), tapiz gobelino diseñado por Giulio Romano, Museo del Louvre, París

Las artes decorativas tuvieron una gran expansión en el siglo XVII, debido principalmente al carácter decorativo y ornamental del arte barroco, y al concepto de «obra de arte total» que se aplicaba a las grandes realizaciones arquitectónicas, donde la decoración de interiores tenía un papel protagonista, como medio de plasmar la magnificencia de la monarquía o el esplendor de la Iglesia contrarreformista. En Francia, el lujoso proyecto del palacio de Versalles conllevó la creación de la Manufacture Royale des Gobelins —dirigida por el pintor del rey, Charles Le Brun—, donde se manufacturaban todo tipo de objetos de decoración, principalmente mobiliario, tapicería y orfebrería. La confección de tapices tuvo un significativo incremento en su producción y se encaminó a la imitación de la pintura, con la colaboración en numerosos casos de pintores de renombre que elaboraban cartones para tapices, como Simon Vouet, el propio Le Brun o Rubens en Flandes —país que también fue un gran centro productor de tapicería, que exportaba a todo el continente, como los magníficos tapices de Triunfos del Santo Sacramento, confeccionados para las Descalzas Reales de Madrid—.[132]

La orfebrería también alcanzó niveles de elevada producción, especialmente en plata y piedras preciosas. En Italia surgió una nueva técnica para revestir telas y objetos como altares o tableros de mesa con piedras semipreciosas como el ónice, el ágata, la cornalina o el lapislázuli. En Francia, como el resto de manufacturas fue objeto de protección real y fue tal la profusión de objetos de plata que en 1672 se promulgó una ley que limitaba la producción de objetos de este metal. La cerámica y el vidrio continuaron generalmente con las mismas técnicas de elaboración que en el período renacentista: destacaron la cerámica blanca y azul de Delft (Holanda) y el vidrio pulido y tallado de Bohemia.[133]​ El vidriero de Murano Nicola Mazzolà fue artífice de un tipo de vidrio que imitaba la porcelana china. También continuó la elaboración de vidrieras para iglesias, como las de la iglesia parisina de Saint-Eustache (1631), diseñadas por Philippe de Champaigne.[134]​ En metalistería destacaron los trabajos de forja franceses, especialmente rejas y barandillas, decoradas con motivos como zarcillos, roleos, guirnaldas y flores de lis, como en los palacios de Versalles, Saint-Cloud y Chantilly. En bronce destacan el baldaquino de San Pedro y la cátedra de San Pedro, ambos de Gian Lorenzo Bernini. También se emplearon en decoración escultórica el estaño y el plomo.[135]

 
Diseños de mobiliario de André-Charles Boulle

En esta época destacó especialmente la ebanistería, que se caracterizó por las superficies onduladas (cóncavas y convexas), con volutas y diversos motivos como cartelas y conchas. En Italia destacaron: el armario toscano de dos cuerpos, con decoración de taracea de piedras duras; el escritorio ligur de dos cuerpos, con figuras talladas y superpuestas (bambochos); y el sillón entallado veneciano (tronetto). En España surgió el bargueño, cofre rectangular con asas, con numerosos cajones y compartimentos, así como el sillón llamado frailero (o misional en Hispanoamérica). A finales del siglo XVII se desarrolló en los Países Bajos la técnica del revestimiento, finas planchas de madera empelechada que forman una taracea decorativa, llamada marquetería. Esta técnica se difundió gracias al aumento del comercio transoceánico, que permitió la llegada de maderas exóticas, como el amaranto, la caoba, el sicomoro, etc. La edad de oro de la ebanistería se produjo en la Francia de los Luises, donde se alcanzaron altos niveles de calidad y refinamiento, sobre todo gracias a la obra de André-Charles Boulle, creador de una nueva técnica de aplicación de metales (cobre, estaño) sobre materiales orgánicos (carey, madreperla, marfil) o viceversa. Entre las obras de Boulle destacan las dos cómodas del Trianón, en Versalles, y el reloj de péndulo con el Carro de Apolo en Fontainebleau.[136]​ Además de Boulle, cabe citar como ebanistas de renombre a Charles Cressent, Antoine Gaudreaux, Pierre Migeon y Jean-François Oeben.[137]

Las artes gráficas tuvieron una gran difusión durante el Barroco, continuando el auge que este sector tuvo durante el Renacimiento. La rápida profusión de grabados a todo lo largo de Europa propició la expansión de los estilos artísticos originados en los centros de mayor innovación y producción de la época: Italia, Francia, Flandes y Países Bajos, decisivos, por ejemplo, en la evolución de la pintura española. Las técnicas más empleadas fueron el aguafuerte y el grabado a punta seca.[138]​ En el siglo XVII los principales centros de producción de grabados estaban en Roma, París y Amberes. En Italia fue practicado por Guido Reni, con un dibujo claro y firme de corte clasicista; y Claude Lorrain, autor de aguafuertes de gran calidad. En Francia destacaron: Abraham Bosse, autor de unos 1500 grabados, generalmente escenas de género; Jacques Bellange, autor de representaciones religiosas, influido por Parmigianino; y Jacques Callot, formado en Florencia y especializado en figuras de mendigos y escenas de la novela picaresca y la commedia dell'arte (su serie de Grandes miserias de la guerra influyó en Goya).[139]​ En Flandes, Rubens fundó una escuela de burilistas para divulgar más eficazmente su obra, entre los que destacó Lucas Vorsterman I; también Anton van Dyck cultivó el aguafuerte. En España el grabado fue practicado principalmente por José de Ribera, Francisco Ribalta y Francisco Herrera el Viejo.[126]​ Uno de los artistas que más empleó la técnica del grabado fue Rembrandt, que alcanzó cotas de gran maestría no solo en el dibujo, sino también en la creación de contrastes entre luces y sombras.[138]

Rococó

El rococó[nota 4]​ se desarrolló en el siglo XVIII —en convivencia a principios de siglo con el Barroco y, a finales, con el neoclasicismo—, y supuso la pervivencia de las principales manifestaciones artísticas del Barroco, con un sentido más enfatizado de la decoración y el gusto ornamental, que son llevados a un paroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia. El progresivo auge social de la burguesía y los adelantos científicos, así como el ambiente cultural de la Ilustración, conllevaron el abandono de los temas religiosos a favor de nuevas temáticas y actitudes más mundanas, en las que destacaban el lujo y la ostentación como nuevos factores de prestigio social.[141]​ Algunos historiadores del arte como Fiske Kimball establecen la génesis del rococó en diversos decoradores franceses, como Claude Audran III, Pierre Lepautre y Gilles-Marie Oppenordt.[142]​ Estilísticamente, en Francia se dieron los estilos Luis XV y Luis XVI. En 1766 se fundó en Francia la École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, el primer centro de formación en artes decorativas de renombre.

Las artes decorativas tuvieron especial relevancia, ya que, como se ha señalado, el rococó fue un arte de aire burgués dedicado a la ostentación y el lujo. Uno de los recursos principales de ornamentación fue la rocalla, unos motivos que imitaban rocas, caracolas u otros elementos naturales, usados profusamente en arquitectura y jardinería. Su carácter móvil y asimétrico hizo que se adaptasen a todas las formas de arte, por lo que se encuentran en casi todas las obras rococó.[143]​ Se desarrolló notablemente el interiorismo, con especial énfasis en el mobiliario, los espejos, las sedas, los tapices y los objetos de porcelana. Esta última tuvo una gran difusión, sobre todo la de Meissen y la de Sèvres, con delicados motivos ornamentales, preferentemente de estilo oriental. Otros centros de producción de relevancia fueron los de Viena, Berlín, Nymphenburg, Chelsea, Capodimonte y, en Madrid, la Real Fábrica del Buen Retiro. En porcelana se fabricaron también pequeñas tallas escultóricas con motivos galantes, pastorales o de la Commedia dell'arte.[144]​ En España continuó la producción de cerámica en Talavera, Alcora y Manises, donde se puso de moda un tipo de zócalo de azulejos con escenas de caza o paisajes.[145]

 
Pareja de bustos de porcelana de Alcora (c. 1750), de Julián López, Museo del Diseño de Barcelona

El vidrio tuvo igualmente un gran auge, con Venecia todavía al frente de la producción, así como Bohemia, donde se consiguió un vidrio transparente e incoloro que sustituyó al cristal de roca usado desde el Renacimiento. En España se creó la Real Fábrica de Cristales de La Granja (1734), especializada en espejos, lámparas y piezas de vajilla. El tapiz tuvo un gran centro de producción en Lyon, donde se pusieron de moda los motivos orientales y exóticos (chinescos, indianos, turquescos).[146]​ En España adquirieron notoriedad los tapices de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara (creada en 1720), algunos de ellos diseñados por Goya.[147]

La orfebrería tuvo igualmente un centro difusor en Francia, donde se encuentra la obra de Juste-Aurèle Meissonnier, que destaca por la profusión de la línea curva; se conservan pocas obras suyas, pero su labor es conocida gracias a los grabados realizados de sus diseños. Otros orfebres de relevancia fueron: Thomas Germain, su hijo François-Thomas Germain y François Joubert.[148]​ En metalistería destacan las rejas de hierro para la plaza Stanislas de Nancy, obra de Jean Lamour (1750-1758).[149]

En ebanistería, el estilo Luis XV francés fue una etapa de transición entre Barroco y rococó, de carácter más íntimo y reservado, con proliferación de saloncitos y tocadores con mobiliario de líneas suaves y tamaño más reducido, decorados con bronce y palisandro, con motivos ornamentales de conchas, palmetas y hojas de acanto, y marqueterías de formas geométricas de color claro sobre fondo oscuro; uno de sus mejores exponentes fue Jean-Henri Riesener.[150]​ En el Reino Unido destacó la obra de Thomas Chippendale, quien dio origen al llamado «estilo Chippendale» (segunda mitad del siglo XVIII), caracterizado por el eclecticismo, con mezcla de elementos góticos, rococó, palladianos y chinescos. Era un mobiliario en maderas exóticas como la caoba, adornadas con incrustaciones de otras maderas o con guarniciones de bronce dorado, con motivos decorativos de diversa procedencia, desde las ojivas y rosetones góticos hasta las máscaras y conchas rococó, pasando por motivos chinescos como pagodas y aves. Las sillas y sillones estaban revestidos de terciopelo o brocados en seda, mientras que las camas eran con dosel y cabeceros esculpidos.[151]

En esta época apareció la litografía, nueva modalidad de grabado sobre piedra caliza, inventada por Aloys Senefelder en 1796. Fue usada por pintores como Goya, Gainsborough o Géricault.[152]​ Continuó la calcografía, a la que se dedicó incluso el regente Felipe de Orléans, quien ilustró en 1718 el libro Dafnis y Cloe. Muchos de los libros de la época eran ilustrados por grabadores partiendo de diseños de pintores, como las obras de Molière, ilustradas con dibujos de François Boucher y grabados de Laurent Cars.[153]

Neoclasicismo

El auge de la burguesía tras la Revolución francesa favoreció el resurgimiento de las formas clásicas, más puras y austeras, en contraposición a los excesos ornamentales del Barroco y rococó, identificados con la aristocracia. A este ambiente de valoración del legado clásico grecorromano influyó el hallazgo arqueológico de Pompeya y Herculano, junto a la difusión de un ideario de perfección de las formas clásicas efectuado por Johann Joachim Winckelmann, quien postuló que en la antigua Grecia se dio la belleza perfecta, lo que generó un mito sobre la perfección de la belleza clásica que aún condiciona la percepción del arte hoy día.[154]​ En Francia se dieron los estilos Directorio e Imperio, mientras que en el Reino Unido se desarrolló el estilo georgiano —llamado así por los reinados de Jorge I, Jorge II y Jorge III—, seguido por el estilo Regencia. Su equivalente en Estados Unidos fue el estilo federal. Las artes decorativas vuelven a los temas clásicos (laurel, guirnaldas, esfinges) y al colorido austero, muchas veces monocromo, con volúmenes compactos y formas sencillas.[155]

En el marco arquitectónico, la escultura y pintura ornamentales estaban regidas por la sobriedad y la sencillez clásicas. El propio Napoleón manifestó en una ocasión a sus artistas: «simplificad la ornamentación, es para el Emperador». En 1785, Jean-Baptiste Réveillon fundó una manufactura de papeles pintados que tuvo mucho éxito y que permitió una decoración parecida a la pictórica accesible para todos los bolsillos.[156]

 
Detalles de Derby House en Grosvenor Square, un ejemplo de los diseños realizados por los hermanos Robert y James Adam

En cerámica destaca la obra de Josiah Wedgwood, que creó un tipo de loza de color crema que tuvo gran éxito internacional —realizó una vajilla de 452 piezas para la emperatriz Catalina II de Rusia—; también imitó motivos de la tradición grecorromana, como la vasija de Portland, de la que hizo varias copias. Continuó también la porcelana de Sèvres, esta vez imitando temas antiguos.[157]​ En vidrio, la francesa Vidriería Real de San Luis elaboró piezas de cristal potasa a imitación de la cristalería bohemia (façon de Bohême), mientras que en la propia Bohemia continuó con éxito su producción de cristalería de gran calidad, con un estilo más sobrio que en la época rococó. También prosperó el vidrio veneciano, especialmente con unas opalinas blancas que imitaban la porcelana.[158]

La orfebrería evolucionó como el resto de las artes a formas más austeras y temáticas de inspiración clásica. Destacó la obra de Robert Auguste, su hijo Henri Auguste y Martin-Guillaume Biennais, quien fue proveedor oficial de Napoleón. En 1742, Thomas Bolsover inventó el chapado de cobre recubierto de plata, lo que puso la platería al alcance de las clases menos pudientes.[159]​ En las artes del metal cabe destacar la reja del Palacio de Justicia de París (1783-1785) y la reja del coro de Notre-Dame de París (1809), mientras que en el cobre destaca la obra de Pierre Gouthière y Pierre-Philippe Thomire, fundidores-doradores.[160]

La ebanistería retornó a formas más clásicas, representada principalmente en el Reino Unido por Robert Adam, George Hepplewhite y Thomas Sheraton. El primero diseñó interiores inspirados en la tradición grecorromana, con cierto aire arqueológico, como en Syon House (Middlesex, 1762) y Home House (Portman Square, Londres, 1777). Hepplewhite tiene un estilo más ligero y elegante, y Sheraton sigue el estilo Luis XVI con formas más áridas y moderadas.[161]​ En Francia, con el llamado estilo Directorio (1795-1805) se volvió a un tipo de mueble más sobrio, con preponderancia de lo constructivo sobre lo decorativo y el uso de los colores puros de la madera frente a los tonos pastel del rococó. El estilo Imperio se desarrolló en la Francia napoleónica, de donde pasó al resto de Europa, sustituyendo la sobriedad por la ostentación y el lujo, con un estilo suntuoso, con preferencia por temas exóticos y orientales, preferentemente egipcios (égyptiennerie), debido a la campaña napoleónica en Egipto (1798-1801).[162]

En el tapiz, diseñado cada vez más a imitación de la pintura, se puso de moda el retrato, así como las escenas de historia, preferentemente la antigua. También estuvieron de moda las telas estampadas, a imitación de las de India y Persia.[163]​ En el grabado descolló la obra de Jean-Michel Moreau, quien ilustró las obras de Rousseau de 1774 a 1783, con dibujos tomados del natural que muestran la sociedad de su época con un estilo elegante y veraz. También cabe destacar la colección de grabados de la Descripción de Egipto (1809-1828), realizada por diversos autores que acompañaron a Napoleón en su expedición.[164]

Arte contemporáneo

 
Habitación egipcia, del libro Household Furniture & Interior Decoration, de Thomas Hope, Londres (1807). En esta obra Hope acuñó el término «decoración de interiores», dando inicio al interiorismo[165]

Entre finales del siglo XVIII y principios del xix se sentaron las bases de la sociedad contemporánea, marcada en el terreno político por el fin del absolutismo y la instauración de gobiernos democráticos —impulso iniciado con la Revolución francesa— y, en lo económico, por la Revolución Industrial y el afianzamiento del capitalismo, que tendría respuesta en el marxismo y la lucha de clases. En el terreno del arte, comienza una dinámica evolutiva de estilos que se suceden cronológicamente cada vez con mayor celeridad, que culminará en el siglo XX con una atomización de estilos y corrientes que conviven y se contraponen, se influyen y se enfrentan.

En esta época se inicia en el terreno de las artes decorativas el diseño moderno. La nueva era industrial había puesto al alcance de la población multitud de objetos que antes eran manufacturados, construidos en serie sin un especial interés en su ornamentación. En reacción a ello, movimientos como el Arts & Crafts y el modernismo revalorizaron de nuevo el objeto como obra singular e iniciaron una nueva forma de elaboración de los mismos basada en un diseño previo, lo que les confería, pese a su posterior fabricación industrial en muchos casos, un nuevo valor de origen intelectual. Uno de los factores que propiciaron la rápida difusión del diseño fue el gran aumento de los medios de comunicación de masas, junto a la celebración de eventos especiales como las exposiciones universales. Estos factores, unidos al incremento de un número cada vez mayor de público capaz de adquirir obras de arte y artesanía, propició un ambiente cada vez más dinámico e interrelacionado que comportó un aspecto de popularización del gusto, propiciando las corrientes de moda que tanta importancia tendrían en el siglo XX.[166]

Siglo XIX

Romanticismo

 
Salón estilo Biedermeier (c. 1825), de Leopold Zielcke, Berlín

El romanticismo fue un movimiento de profunda renovación en todos los campos artísticos, con una especial valoración de la cultura popular, lo exótico y el retorno a formas artísticas menospreciadas del pasado, especialmente las medievales. En Francia coincidió con el estilo Restauración y el Luis Felipe, en el Reino Unido con el primer victoriano, en Alemania el Biedermeier y en España con el fernandino y primer isabelino.

 
Sillón de haya dorada estilo Restauración (c. 1830), Museo del Louvre, París

En Francia, el estilo Restauración (1815-1830) sucedió al estilo Imperio, con el que mantuvo una cierta línea de continuidad, como se denota en la labor de muchos de sus artífices que pasaron de uno al otro, como Pierre-François-Léonard Fontaine, François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter, Jean-Baptiste-Claude Odiot y Félix Rémond. Su principal rasgo estilístico continuó siendo el clasicismo, aunque de líneas más pesadas y toscas, como se denota en el mobiliario de Louis-Édouard Lemarchand. Los principales motivos ornamentales fueron cisnes, liras, flores y roleos de acanto, de colores vivos y chillones. En mobiliario se dio la variedad conocida como estilo Duquesa de Berry, de maderas claras con incrustación de arabescos de maderas oscuras.[167]​ Le sucedió el estilo Luis Felipe (1830-1848), que heredó sus premisas, pero con un aire más pesado y ostentoso, más declaradamente burgués. El mobiliario era de inspiración gótica y renacentista, y sus mejores exponentes siguieron siendo Jacob-Desmalter y Lemarchand. En platería destacaron Jacques-Henri Fauconnier y François-Désiré Froment-Meurice.[168]

Se denomina estilo victoriano al arte realizado durante el reinado de Victoria I (1837-1901), aunque estilísticamente fue evolucionando del romanticismo al neogótico y Arts & Crafts. Durante este primer momento se mantuvieron en buena medida las premisas del estilo Regencia, aunque con tendencia a una ornamentación más compleja y recargada, con gusto por el brillo (de vidrio o latón) y, en mobiliario, predilección por la curva y las superficies mullidas.[169]

En Alemania y Austria surgió el estilo Biedermeier (1820-1840),[nota 5]​ inspirado en estilos anteriores como el gótico, el Renacimiento, el rococó, el pompeyano y el Luis XVI.[171]​ En mobiliario presentó un diseño más práctico y cómodo, de líneas sencillas y hogareñas, con predilección por las maderas claras como la del cerezo y ornamentos sobrios como palmetas y columnillas. Sus principales exponentes fueron Josef Danhauser, Johann Nepomuk Geyer y Michael Thonet. Se dio también en alfombras, porcelanas, vidrios y otros objetos.[170]

En España los estilos fernandino e isabelino coincidieron con los reinados de Fernando VII e Isabel II. Se dieron sobre todo en mobiliario. El primero recibió la influencia del Restauración francés y el Regencia inglés, aunque más pesado y con mayor énfasis por la practicidad, y gusto por las formas rectangulares.[172]​ El segundo se inspiró en el Biedermeier, con gusto por el lujo y la ostentación, aunque sin renunciar al confort y la funcionalidad. En una segunda fase se inspiró más en el victoriano inglés y el Segundo Imperio francés.[173]

Historicismo

 
Armario de roble tallado con escudos pintados y paneles y manijas de latón, diseñado por Augustus Welby Northmore Pugin (1850)

La arquitectura historicista se basó en el eclecticismo y en el revival de estilos anteriores reinterpretados según conceptos modernos, lo que produjo movimientos como el neorrománico, el neogótico, el neobarroco, etc. La inspiración en estos estilos del pasado llevó a una mayor preocupación por la exactitud histórica, por imitar a la máxima perfección todos los detalles del estilo replicado. Para ello se acudió con asiduidad tanto a referencias bibliográficas como a exponentes museísticos de esos estilos. En 1857 se fundó el Victoria & Albert Museum de Londres con el objetivo de establecer los parámetros fundamentales para definir las premisas fundamentales del diseño contemporáneo.[174]

Una de las mayores fuentes de inspiración fue el pasado medieval, como se denota en la decoración del castillo de Neuschwanstein, promovido por el rey Luis II de Baviera.[174]​ El neogótico surgió en Reino Unido ya a mediados del siglo XVIII, pero se desarrolló especialmente en el xix, con variedades locales como el estilo Troubadour y Segundo Imperio en Francia y el isabelino en España. Se dio especialmente en el mobiliario, pero también en otros detalles ornamentales aplicados a la arquitectura. El mobiliario era de formas macizas y severas, con una ornamentación a base de arcos y formas polilobuladas, con profusión de pináculos y elementos verticales. El neogótico influyó en el modernismo de finales de siglo, especialmente en Cataluña.[175]

Uno de los mayores teóricos de este movimiento fue Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, mientras que como diseñador destacó el arquitecto Augustus Welby Northmore Pugin, quien diseñó muebles, joyas y platería basados estrictamente en precedentes medievales.[175]​ También cabe mencionar la obra de los ebanistas Ferdinand Barbedienne, Louis-Auguste-Alfred Beurdeley y Luigi Frullini, los orfebres François-Désiré Froment-Meurice, Charles Christofle, Antoine Vechte y Carl Wagner, y los vidrieros Antonio Salviati y Georges Bontemps.[174]

En Reino Unido hubo a mediados de siglo un revival del estilo Reina Ana, que consistió en la elaboración de reproducciones —especialmente mobiliario y platería— de aquel período, como se denota en las sillas y mesas de patas cabriolé.[176]​ Uno de sus máximos exponentes fue Edward William Godwin, arquitecto y diseñador vinculado al movimiento esteticista, muy influido por el arte japonés, hasta el punto que diseñó un tipo de mobiliario llamado «anglo-japonés».[177]

Arts & Crafts

En el último tercio del siglo XIX tuvo especial relevancia el movimiento británico Arts & Crafts (Artes y Oficios), promovido por John Ruskin y William Morris. Esta corriente defendía una revalorización del trabajo artesanal y propugnaba el retorno a las formas tradicionales de fabricación, estipulando que el arte debe ser tan útil como bello.[178]​ En 1857, Morris amuebló su propia casa (Red House, Bexley Heath, Kent), en un estilo austero, primitivista, remarcando el carácter práctico y sencillo de las obras. Tras los planteamientos de Ruskin y Morris, Charles Robert Ashbee fue el principal organizador del movimiento. En 1888 fundó la Guild and School of Handicraft en Toynbee Hall (Londres), donde diseñó mobiliario, platería y metalistería en un estilo cercano al modernismo.[179]​ Otro propagandista del movimiento fue el pintor Walter Crane, quien escribió que «la raíz y base auténtica de todo arte está en la artesanía» y que había que «convertir a nuestros artistas en artesanos y a nuestros artesanos en artistas».[180]

En la órbita de Morris trabajó Arthur Heygate Mackmurdo, fundador del taller Century Guild de decoración de interiores, donde elaboró muebles que destacaron por las líneas y ángulos rectos, como su famosa silla de 1881.[181]​ En Estados Unidos, este movimiento —llamado allí American Craftsman— estuvo representado por Gustav Stickley, diseñador de un tipo de mobiliario sencillo y funcional, sin adornos, que empezó a construir en serie, con vistas a una mayor comercialización de sus productos.[182]

En general, estos artistas abandonaron el neogótico por un estilo más sencillo, ligero y elegante, inspirado en parte en el estilo Reina Ana. En la década de 1890 se recibió la influencia modernista, pero poco después Philip Webb retornó a un estilo más rústico y austero. Hacia 1900 el movimiento se fue diluyendo, principalmente por la contradicción generada por el hecho de que su producción artesanal encarecía el producto y solo podían vender a clientela selecta, lo que chocaba con su ideario cercano al socialismo utópico, mientras que para llegar a las masas habrían tenido que recurrir a la fabricación seriada, lo que contravenía su defensa de la artesanía manual.[180]

Modernismo

 
Alegoría de la III Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona (1890-1903), de Antoni Rigalt, vidrio emplomado con pintura de grisalla y esmalte, Museo del Diseño de Barcelona

El modernismo fue un movimiento arquitectónico que surgió hacia 1880 en varios países, en función del cual recibió distintos nombres: Art Nouveau en Francia, Modern Style en Reino Unido, Jugendstil en Alemania, Sezession en Austria, Liberty en Italia y modernismo en España, país en el que destacó el modernismo catalán. Perduró hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial.[183]​ Este estilo, por su carácter ornamental, supuso una gran revitalización de las artes decorativas, con una nueva concepción más enfocada en el acto creador y en la equiparación con el resto de artes plásticas, hasta el punto de que sus artífices plantearon por primera vez la «unidad de las artes». El diseño modernista planteaba en general la revalorización de las propiedades intrínsecas de cada material, con unas formas de tipo organicista inspiradas en la naturaleza.[184]​ Se solían utilizar motivos ornamentales como flores, hojas, zarcillos tentaculares, curvas sinuosas y figuras humanas —preferentemente mujeres— de aspecto delicuescente. Se valoraba la asimetría, la originalidad y el trabajo artesanal, concepto este último heredado del Arts & Crafts. Aunque teóricamente se oponía al historicismo, se inspiraron en numerosos estilos del pasado, especialmente el arte medieval, el celta, el oriental y el rococó. Por otro lado, algunos diseños de Hector Guimard apuntaban al arte abstracto, mientras que Henry Van de Velde, iniciado en el modernismo, supone la transición entre el modernismo y el diseño industrial.[185]

Un claro exponente de arquitecto preocupado por el interiorismo fue Antoni Gaudí, que diseñó muchos de los muebles para sus obras, tanto civiles como religiosas (casas Vicens, Calvet, Batlló y Milà, del palacio Güell y de la torre Bellesguard, mobiliario litúrgico de la Sagrada Familia). También realizó diseños de forja, como su famoso dragón de los pabellones Güell, mientras que innovó en el terreno del mosaico con su técnica del trencadís, un tipo de aplacados de cerámica hecha con piezas de desecho que disponía en combinaciones originales y fantasiosas, como su banco ondulante del parque Güell.[186]

 
Muebles del salón principal de la casa Calvet (1898-1900), de Antoni Gaudí, Casa-Museo Gaudí

Otro arquitecto que diseñó mobiliario para sus proyectos constructivos fue Victor Horta, del que son características las lámparas con forma de flor de tallo largo con corolas de pétalos de vidrio o metal, que influyeron poderosamente en otros creadores modernistas.[187]Hector Guimard fue otro arquitecto referente del modernismo, hasta el punto que algunos contemporáneos denominaron a este movimiento style Guimard. Diseñó muebles, mamparas metálicas y paneles de lincrusta (un revestimiento de paredes de linóleos).[188]​ Fue el creador de la reja para las estaciones de metro de París, que se convirtió en uno de los iconos visuales del art nouveau.[189]​ También influyó en este estilo el escocés Charles Rennie Mackintosh, fundador de la llamada escuela de Glasgow, quien en sus construcciones diseñaba desde el mobiliario hasta la cubertería, con un estilo de fuerte influencia celta. Otros miembros destacados de la escuela de Glasgow fueron Margaret MacDonald, Frances MacDonald y Herbert McNair.[190]Josef Hoffmann, uno de los fundadores de la Secesión vienesa, apostó por un estilo más severo y funcional, que apuntaba ya al diseño industrial; diseñó muebles, vidrio, joyas y metalistería.[191]​ Otro de los fundadores de la Secesión fue Joseph Maria Olbrich, autor de muebles, lámparas, platería y metalistería de líneas fluidas y formas irregulares y redondeadas de tendencia abstracta.[192]

 
El ángel de la Resurrección (1904), vidriera de Louis Comfort Tiffany, First Presbyterian Church, Indianápolis

Otros referentes procedieron de la pintura y la ilustración, como Alfons Mucha, quien diseñó vestuario, joyas, muebles y papeles pintados de estilo naturalista, exuberante y estilizado;[193]Koloman Moser, uno de los fundadores con Josef Hoffmann de los talleres Wiener Werkstätte, fue ilustrador de libros y diseñador de joyas, muebles, vidrio, cerámica, platería y tejidos de estilo clasicista;[194]​ y Émile-Victor Prouvé, escultor y diseñador de muebles, joyas y vidrio.[195]

En vidrio, Émile Gallé realizó piezas con incrustaciones de hojas de oro o plata, placas de mica y fibras de asbesto, inspiradas en la naturaleza. Elaboró obras individuales y en serie, especialmente servicios de mesa y tulipas para lámparas eléctricas.[196]Louis Comfort Tiffany recibió la influencia de Gallé, desde la que innovó técnica y estilísticamente, como en su Favrile Glass, una técnica de vidrio soplado y posteriormente irisado por exposición a humos de metal fundido. Realizó vidrieras, opalinas y vasos ligeros policromos.[197]René Lalique elaboró obras más sencillas, lejos de las formas sinuosas de moda hasta entonces, generalmente con una producción seriada; se centró sobre todo en vasos, vajillas, lámparas, candelabros y, especialmente, frascos de perfume, cuyo éxito obligó a los perfumistas desde entonces a presentar sus productos en recipientes de diseño artístico.[197]

En orfebrería destacó Peter Carl Fabergé, creador de piezas de gran fantasía entre las cuales destacan sus «huevos de Pascua», que confeccionaba para la familia real rusa.[198]​ René Lalique, también orfebre además de vidriero, elaboró piezas de formas ondulantes inspiradas en la naturaleza —uno de sus motivos más empleados fue el pavo real—, especialmente peines y broches de cinturón de oro, plata, piedras preciosas y semipreciosas, con decoración de esmalte.[199]Georg Jensen destacó en platería, con un estilo de líneas sencillas y sólidas, con perfiles netos y gran sentido del equilibrio, y con una característica superficie recocida en un baño de ácido sulfúrico.[200]​ En España, destacó la obra de Lluís Masriera.

El mobiliario destacó por su diseño armonioso y proporcionado, con predominio de las formas ondulantes. Algunos de sus mejores exponentes fueron: Arthur Liberty —quien dio nombre al modernismo italiano—, Henry Van de Velde, Gustave Serrurier-Bovy, Émile Gallé, Eugène Vallin, Louis Majorelle, Carlo Bugatti y Gaspar Homar.[201]​ En cerámica destacó Auguste Delaherche, autor de porcelana y jarrones de gres decorados con barnices,[202]​ así como Lluís Bru y Paco Durrio. En tapicería, Hermann Obrist diseñó bordados de formas vegetales que tuvieron gran éxito, especialmente el conocido como El látigo.[203]

Siglo XX

En el siglo XX las artes decorativas tuvieron una rápida evolución, marcada por el uso de nuevos materiales y tecnologías más avanzadas. Con una clara apuesta por el diseño como base creadora, en esta centuria se remarcó el aspecto intelectual de estas creaciones frente a la mera realización material otorgada tradicionalmente a la artesanía. Sin embargo, la producción en serie de los objetos ornamentales llevó a afirmar a expertos como Gérald Gassiot-Talabot que «las artes decorativas han muerto», circunstancia que sitúa en los años 1930, con movimientos como la Bauhaus y los primeros diseños industriales.[204]​ Un elemento coadyuvante sería el factor moda resultante del consumismo como motor de cambio y evolución del nuevo diseño industrial, que resultaría en el nuevo concepto del styling —representado fundamentalmente por Raymond Loewy—, que incide en el aspecto comercial del producto.[205]

Técnicas tradicionales

Las artes decorativas tradicionales continuaron en más o menos medida, aunque a menudo relegadas al concepto de artesanía frente al nuevo diseño industrial. El mosaico tuvo un nuevo renacer en Italia gracias a la obra del escultor Gino Severini, quien fundó un taller en París en 1951 que posteriormente se convertiría en la Escuela de Bellas Artes Gino Severini; algunas de sus obras más remarcables son los mosaicos de la iglesia de Tavannes en Suiza (1930) y los de la Universidad de Padua (1930-1950).[206]

En cerámica también se exploraron nuevas técnicas y materiales. Como en otros campos, se vinculó con artistas de reconocido prestigio, como Georges Rouault, Raoul Dufy, Pablo Picasso y Joan Miró. Este último, en colaboración con el ceramista Josep Llorens i Artigas, realizó grandes murales cerámicos como los de la sede de la Unesco en París, la Universidad de Harvard, la Fundación Maeght y el aeropuerto de Barcelona.[207]​ Otro nombre destacado es Antoni Cumella, autor también de murales y de vasijas de gres de gran calidad. Cabe citar igualmente como ceramistas de renombre a Bernard Leach, Michael Cardew y Shōji Hamada.[208]

La vidriera siguió dos vías: la tradicional y la que utiliza nuevas técnicas y materiales, como el cemento armado en vez del emplomado y el plástico o el poliéster en vez del vidrio. Sus representaciones también varían de la temática figurativa —ligada a menudo a obras de artistas actuales— o la abstracción, en la que se busca la combinación de luces y colores. Fueron figuras destacadas: Jean Bazaine, Nicolas Untersteller y Alfred Manessier.[209]

En cuanto a cristalería, perduró el vidrio de Murano (Venecia), así como el de Bohemia, que hizo un esfuerzo de renovación a través del vidrio tallado. En Finlandia, Tapio Wirkkala fabricó vidrios con burbujas y, en Suecia, se elaboró vidrio con decoración grabada figurativa o abstracta. En el Reino Unido se creó un tipo de vidrio con tallas en motivos geométricos.[210]

En la orfebrería el material más utilizado fue el diamante, así como las piedras preciosas. Las nuevas tendencias se decantaron por formas sobrias y geométricas, depuradas de toda ornamentación superficial, aunque esta línea convivió con otra de formas más barrocas. Cabe citar a Edmond Henri Becker, Niel Steenbergen, Raymond Templier, Georges Fouquet y Manuel Capdevila.[211]​ El pintor surrealista Salvador Dalí también diseñó joyas, como El ojo del tiempo (1949), de esmalte, diamantes y rubíes; Los labios color rubí (1950), de rubíes, perlas y oro; y El corazón real (1953), de oro, rubíes, diamantes y esmeraldas.[212]

El mobiliario siguió un diseño más funcional, con utilización de nuevos materiales como el acero, el aluminio y el plástico. Algunos exponentes, como la silla cantilever de Mart Stam, el sillón de acero tubular de Marcel Breuer o la silla-corola de plástico diseñada por Eero Saarinen, iniciaron el diseño industrial en mobiliario. Un claro ejemplo del nuevo mobiliario de diseño innovador fue la famosa silla roja y azul de Gerrit Thomas Rietveld (1923), de formas geométricas y colores primarios. La madera fue nuevamente revalorizada en los países nórdicos, con artífices como Alvar Aalto, Kaare Klint y Børge Mogensen, así como en Estados Unidos con Charles Eames.[213]​ Salvador Dalí también diseñó algún mueble, como el famoso Mae West Lips Sofa (1936-1937), un sofá de armazón de madera y tapizado de color rosa inspirado en los labios de la actriz Mae West.[214]

En hierro forjado destacó la obra de Raymond Subes, quien introdujo la soldadura autógena y otras técnicas modernas, combinando en ocasiones distintos metales en una sola pieza, como el hierro, el bronce y el acero; fue autor principalmente de apliques y rejas de gran sentido decorativo y perfección formal.[189]

La tapicería se acercó notablemente a la pintura, ya que muchas obras de pintores como Georges Rouault, Pablo Picasso, Georges Braque, Raoul Dufy, Henri Matisse, Fernand Léger o Joan Miró fueron llevadas al telar. En cambio, Jean Lurçat renovó el tapiz y lo devolvió a su concepto inicial, ligado a la arquitectura —que es su marco original— y alejado de la pintura. Así, limitó los colores a los básicos de la lana, suprimió las orlas y eliminó los efectos de perspectiva o volumen. Sus obras se basan en su mundo interior, con un gran componente onírico y poético. A lo largo del siglo se fueron incorporando a la tapicería nuevos materiales como el nailon, el lino y los hilos sintéticos. También se han realizado tapices sin temática, donde se remarca la textura y la forma, con obras cercanas a la escultura, como en las obras de Magdalena Abakanowicz, Jagoda Buić y Josep Grau-Garriga.[215]

El grabado fue practicado por numerosos pintores, como Pierre Bonnard, Maurice Denis, André Derain, Max Slevogt, Henri Matisse, Marc Chagall, Vasili Kandinski, Paul Klee, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Eduardo Chillida y Antoni Tàpies. Los métodos más empleados fueron la xilografía, la litografía y el aguafuerte, y se desarrollaron nuevas técnicas como el aguatinta al color y la serigrafía, así como la impresión offset.[216]

Art déco

 
Diseño de objetos de uso art déco Pal-Bell, de Maurice Ascalon

En 1925 se celebró en París la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, que supuso el punto de arranque del art déco.[nota 6]​ En realidad, la exposición de 1925 fue la oficialización de un movimiento que se llevaba gestando hacía unos años —desde el fin de la Primera Guerra Mundial— como estilo sucesor del modernismo: en 1919 Louis Süe y André Mare crearon la Compagnie des Arts Français, caracterizada por un mobiliario de inspiración tradicional, pero exuberante decoración, como su sala de música para el pabellón Un Musée d'Art Contemporain de la exposición de 1925. Este estilo, que perduró hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, supuso una revolución para el interiorismo y las artes gráficas e industriales. Se caracterizó por la predilección por la línea curva y el floreado simétrico en artes gráficas, y las formas cuadradas y geométricas en mobiliario y decoración interior. Dirigido principalmente a un público burgués, destacó por la ostentación y el lujo, y se desarrolló notablemente en ilustración publicitaria (Erté) y cartelismo (Cassandre).[218]​ Sin embargo, el aspecto kitsch de muchas de sus producciones provocó que fuese denostado por las corrientes de vanguardia y no fue hasta los años 1960 cuando fue revalorizado por movimientos como el pop art, que buscó inspiración en algunas de sus obras.[219]

Uno de los terrenos donde más floreció este estilo fue el mobiliario, donde destacó Jacques Émile Ruhlmann, decorador y diseñador de muebles de gran sentido comercial, siempre atento en captar lo último en tendencias de moda. Realizó piezas de aspecto chic, formas sencillas y materiales costosos, con predilección por el ébano y embutidos de marfil.[220]​ Otros exponentes fueron Pierre Chareau, Paul Follot, André Groult, Eileen Gray, Pierre Legrain, Paul Iribe y Armand-Albert Rateau.[221]

En orfebrería destacan algunas producciones del modernista René Lalique realizadas en esta época, mientras que otro nombre destacable fue Jean Puiforcat, que realizó piezas de platería de gran calidad, de aspecto austero, pero lujoso.[222]​ En metalistería cabe citar a Jean Dunand, autor de piezas de metal y laca, con un diseño geométrico, generalmente jarrones incrustados de oro, plata, esmalte u otros materiales.[223]​ En vidrio, Maurice Marinot realizó preferentemente cuencos y frascos de concepción más ornamental que práctica, con formas escultóricas de aspecto macizo, con o sin color, a veces esmaltados y, en ocasiones, con dibujos realizados al aguafuerte.[224]

Cuando este estilo languidecía ya en Europa floreció con éxito en Estados Unidos entre finales de los años 1920 y principios de los 1930. Su mejor representante fue el diseñador Donald Deskey, autor de la decoración del Radio City Music Hall del Rockefeller Center de Nueva York (1930-1932), donde diseñó desde el mobiliario y el papel pintado hasta los apliques de luz, con utilización de nuevos materiales como la fórmica, la baquelita, el aluminio y el cromo.[225]

Bauhaus

 
La silla Wassily, de acero cromado, diseñada por Marcel Breuer en 1925

Uno de los movimientos más innovadores en el terreno del diseño fue la Escuela de la Bauhaus[nota 7]​ que, frente a la excesiva ornamentación del art déco, introdujo un concepto de diseño más racional y funcional, más adaptado a las necesidades reales de la gente. Esta escuela pretendía romper las barreras entre arte y artesanía, con una clara apuesta por la producción industrial. Nació en 1919, cuando el arquitecto Walter Gropius asumió la dirección de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, que rebautizó como Das Staatliche Bauhaus Weimar. Su objetivo era «la obra de arte colectiva, el Edificio, dentro de la cual no haya barreras que separen las artes estructurales de las artes decorativas».[227]​ Los estudiantes de la escuela aprendían teorías de la forma y del diseño, así como talleres de piedra, madera, metal, barro, vidrio, tejido y pintura. Gropius rechazaba la producción industrial, con una postura cercana al movimiento Arts & Crafts, y defendía el trabajo cooperativo, así como la responsabilidad social del diseñador. La Bauhaus se trasladó a Dessau en 1925 y a Berlín en 1932. A Gropius sucedió en la dirección Hannes Meyer en 1928 y, a este, Ludwig Mies van der Rohe en 1930. La escuela fue cerrada por los nazis en 1933.[227]

Su diseño se basaba en la simplicidad, la abstracción geométrica y el uso de colores primarios y de nuevas tecnologías, como se hizo patente en el mobiliario de acero tubular creado por Marcel Breuer, la silla Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe, los muebles de conglomerado de Alvar Aalto, o las lámparas diseñadas por Marianne Brandt. En esta escuela destacaron creadores como László Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, Johannes Itten, Paul Klee, Josef Albers, Vasili Kandinski, Lilly Reich, Gerhard Marcks o Wilhelm Wagenfeld.[228]

Diseño industrial

En el siglo XX el diseño industrial llevó al interiorismo a la vía de la creación intelectual y el diseño funcional, con un progresivo aumento de la experimentación con nuevos materiales (plástico, fibra de vidrio) y una mayor atención a las necesidades de mercado.[229]​ Aunque no hay una definición unánimemente aceptada, por lo general se considera el diseño industrial como el diseño de productos concebidos para ser fabricados en serie mediante procesos mecánicos (cadenas de montaje). De forma intrínseca, un diseño industrial debe ser planificado en su totalidad antes de entrar en el proceso de fabricación, sin posteriores manipulaciones.[230]

La base del diseño industrial se encuentra en el funcionalismo, teoría que argumenta que un objeto que cumple su función y está elaborado con economía de materiales es intrínsecamente bello. Ello excluiría la estética en el diseño de objetos, aunque tal extremo rara vez se lleva a la práctica en su totalidad. Uno de los precedentes de esta teoría fue el arquitecto Louis Sullivan, quien afirmaba que «la forma se sigue de la función», así como Otto Wagner, quien estipuló que «nada que no sea práctico puede ser hermoso».[231]​ En Alemania, arquitectos y diseñadores como Peter Behrens, Richard Riemerschmid y Bruno Paul, y talleres y asociaciones como Deutsche Werkstätten y Deutscher Werkbund, sentaron las bases del diseño industrial en una primera fase. Tomó el relevo la Bauhaus, donde el diseño industrial pasó al ámbito académico, y sus postulados fueron igualmente adoptados por la arquitectura racionalista (o Estilo Internacional). Tras la clausura de la Bauhaus por los nazis en 1933 la mayoría de sus componentes se trasladó a Reino Unido o Estados Unidos, países que recogieron el testigo del diseño industrial. Tras la Segunda Guerra Mundial, los ideales de la Bauhaus fueron retomados en Alemania por Max Bill, fundador de la Hochschule für Gestaltung en Ulm (1951).[232]

 
Reloj de cocina diseñado por Max Bill en la Hochschule für Gestaltung

En el Reino Unido el diseño tenía su precedente en los talleres de Arts & Crafts. En 1915 se fundó la Design and Industries Association con el objetivo de fomentar el diseño y, en 1930, se creó la Society of Industrial Artists para agrupar a los profesionales del sector.[233]​ En Francia el pionero fue el arquitecto Le Corbusier, quien proclamó la «absoluta autonomía expresiva de los objetos producidos industrialmente» y señaló como aspectos básicos del nuevo diseño la pureza de líneas, la funcionalidad de los materiales y la luminosidad de las superficies.[234]​ También cabe citar a Charlotte Perriand, colaboradora de Le Corbusier y una de las impulsoras de la arquitectura interior moderna. En la Unión Soviética, en 1920 se fundó el Vjutemás (Talleres de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica), una escuela de formación artística e industrial de corte multidisciplinar, mientras que en 1962 se creó el VNIITE (Instituto Científico y de Investigación de Estética Técnica), para la enseñanza del arte aplicado a la industria.[235]

En Estados Unidos el pionero fue el arquitecto Frank Lloyd Wright, hasta la eclosión del diseño en los años 1930 con figuras como Henry Dreyfuss, Raymond Loewy y Walter Dorwin Teague. En esa década se establecieron también algunos maestros de la Bauhaus como Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius y László Moholy-Nagy, quienes enseñaron a una nueva generación de diseñadores. Posteriormente destacaron Charles Eames, George Nelson y Harry Bertoia. En 1944 se fundó la Society of Industrial Designers, en 1948 la National Association of Schools of Design y, en 1957, la Industrial Design Educational Association.[233]

Posteriormente, en Europa el diseño industrial tuvo dos corrientes principales: la escandinava y la italiana. La primera, representada por Arne Jacobsen, Alvar Aalto, Eero Saarinen y Poul Kjærholm, tenía sus raíces en el arte popular y se basaba en la naturalidad y sencillez de las formas como premisa fundamental del diseño, así como en la utilización de materiales naturales, aunque sin desdeñar el acero, que empleaban con asiduidad. Los principales campos tratados por el diseño escandinavo fueron el mobiliario, la cerámica, la orfebrería y el vidrio. Por su parte, el diseño italiano era más audaz y extravagante, con predilección por el colorido vivo, uso de materiales artificiales como la resina, el plástico y el conglomerado, así como el acero y materiales más «nobles» como el mármol, y con una libertad creativa que iba desde la austeridad de Ettore Sottsass, pasando por el racionalismo de Joe Colombo, hasta el refinamiento de Gae Aulenti.[236]

En España, el principal centro del diseño industrial fue Barcelona, donde en 1903 se fundó el FAD (Fomento de las Artes Decorativas), una asociación de decoradores y artesanos que en 1959 impulsó una escuela y, al año siguiente, el ADIFAD (Agrupación de Diseño Industrial del FAD), que posteriormente creó sucursales en Madrid y Valencia. En los años 1930 el GATCPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea), cuyo principal exponente fue Josep Lluís Sert, también se internó en el diseño de estilo funcionalista. En 1973 se fundó la Fundación Barcelona Centro de Diseño (BCD), más vinculada a la política industrial del estado. En 1977 se fundó la Asociación de Diseñadores Profesionales.[237]

Nuevas tendencias

 
Silla diseñada por Verner Panton (1960)

Desde la Segunda Guerra Mundial las artes decorativas tradicionales y el diseño industrial han convivido con nuevas corrientes de la vanguardia artística que, ocasionalmente, han hecho incursiones en el campo del diseño. Uno de los estilos artísticos que se internaron en este terreno fue el pop art, surgido en Reino Unido y Estados Unidos en torno a 1955 como movimiento de rechazo al expresionismo abstracto, con un marcado componente de inspiración popular (publicidad, fotografía, cómic, medios de comunicación de masas). Aunque su principal vía de expresión fue la pintura, también destacaron en artes gráficas —como las famosas serigrafías de Andy Warhol— y en diseño, con cierta influencia del Arts & Crafts y el art déco. Así, por ejemplo, destaca el mobiliario diseñado por Verner Panton o el del equipo italiano formado por Jonathan de Pas, Donato d'Urbino y Paolo Lomazzi, creadores de la silla inflable Blow (1967) y el Sofá de Joe (1971), con forma de guante de béisbol, inspirado en el jugador Joe DiMaggio.[238]

 
Mesita de Isamu Noguchi (1947-49), Milwaukee Art Museum

Otro movimiento interesado por el diseño fue el arte abstracto orgánico, que se caracteriza por la utilización de formas redondeadas inspiradas en la naturaleza. En realidad, no fue una escuela o estilo, sino una tendencia presente en artistas de distinto signo, remontable incluso a la obra de Vasili Kandinski o Constantin Brâncuși, pero que se suele aplicar a varios artistas de los años 1940 y 1950. Uno de sus principales representantes fue Isamu Noguchi, autor de muebles, lámparas y otros objetos elaborados con una concepción escultórica, como su famosa mesa de café con base madera y tablero de cristal (1947).[239]

 
Sofá Superonda (1967), de Archizoom, Indianapolis Museum of Art

Entre las décadas de 1950 y 1960 se dio el Italia el estilo llamado Neoliberty —en alusión al modernismo italiano, llamado Liberty en ese país—, inspirado tanto en ese precedente como en el pop art, con predominio de las líneas curvas, representado por Gae Aulenti, Franco Albini, Vittorio Gregotti y Carlo Mollino.[240]​ También en esas fechas se dio en Italia el llamado techno-chic, un estilo lujoso y brillante aplicado sobre todo al mobiliario y la iluminación, con empleo de materiales como el cuero, el cromo y el plástico.[241]

Entre los años 1960 y 1970 hubo una tendencia en la arquitectura y el diseño conocida como «antidiseño» (también «contradiseño» o «diseño radical»), representada por el estudio británico Archigram y los italianos Archizoom y Superstudio. Influidos por el pop art y el kitsch, y con un antecedente en el art déco, rechazaban los principios del Estilo Internacional y el diseño estético por encima del funcional, así como la injerencia política o económica en el diseño. Una de sus mejores realizaciones fue la silla Mies de Archizoom (1969).[242]

Desde 1975 predominó el arte posmoderno, llamado así por oposición al arte moderno, ya que se asume el fracaso de los movimientos de vanguardia como el fracaso del proyecto moderno. Este movimiento supone el retorno a las formas y estilos tradicionales del arte que, sin embargo, son reinterpretados y mezclados de forma libre y arbitraria. Se rechazan los postulados racionalistas derivados de la Bauhaus y se experimenta de nuevo con las texturas y los colores, así como se adoptan motivos ornamentales del pasado, una tendencia conocida igualmente como «adhocismo». Destacaron diseñadores como Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Michele de Lucchi y Philippe Starck, así como en las artes gráficas Wolfgang Weingart, Neville Brody y Javier Mariscal.[243]

Siglo XXI

 
Silla Clover (2006), de Ron Arad, Indianapolis Museum of Art

El nuevo milenio se inició con un hilo de continuidad con la centuria anterior, tanto en la pervivencia de las técnicas tradicionales, cada vez más relegadas a la consideración de artesanía, como en la evolución del diseño industrial. Estilísticamente, al inicio del siglo continuó predominando el arte posmoderno, aunque también se notó la influencia de movimientos arquitectónicos como el high-tech y el deconstructivismo. Un fenómeno social de la transición de siglo fue el nuevo concepto de mobiliario automontable y venta de productos de diseño por catálogo o en grandes almacenes, que tuvo su paradigma en la empresa sueca Ikea, fundada en 1943 por Ingvar Kamprad. En general, la tendencia del nuevo milenio ha sido la del eclecticismo, la mezcla de estilos, así como la búsqueda de la sencillez y el confort. En el interiorismo se denotó asimismo una mayor preocupación por la sostenibilidad medioambiental y un gran auge del uso de nuevas tecnologías. Entre los diseñadores más destacados de la transición de siglo cabe citar a Ron Arad, cercano al deconstructivismo, quien elabora obras de materiales reciclados con una apariencia escultórica; y Andrée Putman, diseñadora de estilo ecléctico que mezcla elementos rococó, high-tech y posmodernos.[244]

Arte no occidental

África

 
Cabeza moldeada en bronce (siglo XII), obra del pueblo yoruba, Ife, Nigeria

El arte africano ha tenido siempre un marcado carácter mágico-religioso, destinado más a ritos y ceremonias de las diversas creencias animistas y politeístas africanas que no a fines estéticos, aunque también hay producciones de signo ornamental. La mayoría de producciones en el terreno de las artes decorativas se han dado en cerámica, joyería y tejidos, así como objetos de metalurgia.[245]

En la región sudanesa (desde la sabana de la costa hasta el Chad) destacan las urnas funerarias, vasos de terracota y joyas de bronce (pendientes, pectorales, brazaletes y anillos). El arte de la madera fue practicado por los dogon de Malí, los bobo de Burkina Faso y los senufo, especialmente unos taburetes con patas con forma de figuras humanas.[246]

En la región guineana (Costa de Marfil, Ghana, Benín, Nigeria y Camerún) se han producido interesantes obras de cerámica, especialmente en Benín, con vasijas modeladas a mano y cocidas de forma precaria —por lo que son muy frágiles—, de color rojo o blanqueadas con cal y decoración lineal. También destaca en esta región la orfebrería, especialmente en las tribus ashanti, como la máscara funeraria del rey Kofi Kalkali (1870, Colección Wallace, Londres), de oro fundido a la cera perdida de 1,5 kg de peso, o un anillo con la figura en bulto redondo de un león conservado en el British Museum. Otros objetos eran pendientes, anillos, cascos, collares, brazaletes, platos, vasos, etc. También elaboraban objetos de hierro, cobre, bronce y latón. En cuanto a la madera, fue practicada en todo tipo de objetos y mobiliario, especialmente los tronos y asientos rituales de Camerún y Benín, como el trono del rey Glelé de Dahomey (Musée de l'Homme, París). Otras artes practicadas en la región fueron la eboraria, el tejido y la cestería.[247]

En el área congoleña (República Centroafricana, Congo, República Democrática del Congo y Angola) se practicó la metalistería, en la que destacan los jarros mangbetu (Congo central) de forma globular y cuello en forma de cabeza humana femenina. Destacó también el trabajo de la madera, presente en máscaras, tambores, cabeceras, asientos, copas, peines, cofres, cubiletes y otros objetos. En el tejido Kuba destaca el llamado «terciopelo de Kasai» practicado por los bakuba, elaborado con palma y decorado con cuadrados, rombos y triángulos. En cestería son remarcables las canastillas para plátanos de los bakwele del Congo.[248]

Oceanía

El arte oceánico está marcado por la multiplicidad de territorios insulares que jalonan el océano Pacífico, donde destacan las islas de Australia y Nueva Zelanda, así como tres principales áreas de islas y archipiélagos: Polinesia, Melanesia y Micronesia. La primera cultura desarrollada en la zona fue la lapita (1500-500 a. C.), originada en Nueva Caledonia y extendida por Nueva Guinea y Polinesia occidental (islas Salomón, Vanuatu, Fiyi, Tonga y Samoa, principalmente). Se caracteriza por su cerámica decorada con motivos dentados hechos con peines o púas, así como objetos de obsidiana y conchas. Entre el 500 a. C. y el 500 d. C. continuó la colonización hacia Micronesia, Melanesia y Polinesia oriental (islas Sociedad, Marquesas, isla de Pascua, Hawái), aunque en estas primeras fases no se han hallado numerosos vestigios, excepto algunos utensilios y abalorios, principalmente de conchas.[249]

Con posterioridad, cada área regional desarrolló distintas formas de arte: en Nueva Guinea se producía un tipo de cerámica decorada con espirales incisas, así como muebles de madera, mosaicos de plumas de ave, cajas de bambú y calabazas pirograbadas; en las islas Salomón se han encontrado pendientes de concha con incrustaciones de nácar, maderas talladas usadas como adorno en piraguas y vasos de madera con dibujos grabados; en Nueva Zelanda era característico en los objetos ornamentales el uso de espirales y el horror vacui, encontrados en maderas talladas usadas en piraguas, cajas y bajorrelieves de las casas, así como los pendientes de jade llamados hei tiki; en las islas Samoa destaca la producción de tejidos de corteza vegetal (tapa) decorados con dibujos, generalmente losanges o ajedrezados; en las islas Hawái se confeccionaban cuencos y platos de madera sostenidos por cariátides, así como vestidos y cascos adornados con plumas, como el manto del rey Kamehameha, de 3,50 m de largo por 2,50 m de ancho.[250]

En sus viajes por el océano Pacífico (1768-1780), James Cook reunió una serie de obras de arte que incluían tejidos, esculturas, joyas, muebles, armas, herramientas, instrumentos musicales y otros productos manufacturados.[251]

Arte precolombino

 
Cerámica escultórica con motivos eróticos de la cultura moche, Museo Larco Herrera, Lima, Perú

Se denomina arte precolombino al producido en el continente americano antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Aquí florecieron a lo largo del tiempo diversas culturas, entre las que destacan los mayas y aztecas en México y los incas en Perú. Estos pueblos trabajaron la piedra con finalidad ornamental, como se denota en el templo tolteca de Coatepantli, decorado con un friso de serpientes devorando hombres, o el templo mixteca de Mitla, con decoración de relieve en forma de grecas; también son remarcables los altorrelieves de Uxmal y Chichén Itzá. Estas culturas también trabajaron piedras preciosas y semipreciosas como turquesa, jade, ónice, ágata, jaspe, serpentina y cristal de roca, así como nácar, coral y obsidiana.[252]

 
Colgante tairona de tumbaga (aleación de oro y cobre), Museo del Oro, Bogotá

Una de sus principales manifestaciones fue la cerámica, realizada sin torno, en modelado o vaciado. Presenta diversas morfologías —una de las más típicas la de trípode—, con decoración por incisión con punzón, mediante estampado con bloques de piedra o terracota grabados, pintada o bien mediante alveolado o ahuecado. En México se han hallado urnas funerarias y vasos con cabeza de forma caricaturizada entre los toltecas, vasos mixtecas, vasos y trípodes mayas o las máscaras de terracota totonacas. Pero las mejores realizaciones son del Perú, con unos primeros exponentes en la cultura de Chavín, en la de los mochicas, los chimús y en Nazca, hasta desembocar en los mayas, entre los que destacan las ánforas puntiagudas con dos asas, con decoración pintada de tipo geométrico.[253]

La orfebrería tuvo gran relevancia en las culturas precolombinas, especialmente en Perú, donde está constatado el trabajo del oro desde el siglo IX a. C. y la plata desde el siglo V a. C.[254]​ Dominaban diversos procedimientos, como el repujado, el batido en frío, el cincelado, el ahuecado, el recocido, el estampado sobre alma de madera y la soldadura. En México destaca el tesoro hallado en la tumba 7 de Monte Albán, donde se halló un pectoral de oro que representa al dios de los muertos Mictlantecuhtli, junto a un conjunto de unas quinientas piezas de oro. En Colombia, donde se halla una buena muestra en el Museo del Oro de Bogotá, floreció notablemente la orfebrería, donde destacan los pectorales antropomorfos de la cultura quimbaya, así como figuras zoomorfas, anillos, alfileres, collares, cascabeles, etc. También hacían piezas de tumbaga, una aleación de oro y cobre. En Ecuador se trabajó por primera vez el platino.[255]

 
Cerámica mimbre

En Perú surgió una notable industria textil, quizá la primera del mundo —hay vestigios del siglo VII a. C.—, hilada con telar con hilos de casi doscientos colores distintos.[256]​ En Paracas se elaboraban mantos de lana de guanaco, alpaca o vicuña, adornados con escenas mitológicas. Además de tejidos se elaboraban tapices, gasas y brocados. Los tapices eran de urdimbre de algodón y trama de lana, coloreados en tonos amarillos y pardos de base vegetal, azul de índigo y rojo de cochinilla, así como verde y violeta por combinación de los anteriores y negro por inmersión del rojo en barro. Los motivos ornamentales eran tanto figurativos como abstractos y geométricos.[257]​ También se elaboraron obras notables de plumería, especialmente entre los olmecas, los mayas y los aztecas, por lo general mosaicos de plumas elaborados por costura o ensamblaje. Se conservan algunos regalos de Moctezuma a Carlos V, como un escudo ceremonial, un casco, un estandarte y un abanico.[258]

En América del Norte vivieron diversas tribus adaptadas a los múltiples hábitats de este continente, tales como regiones árticas, selvas, desiertos, bosques y praderas. Aunque cada una de ellas tenía su propia idiosincrasia artística, en general practicaban un arte mobiliar confeccionado con materiales como pieles, fibras vegetales, plumas, piedra, madera, cobre, mica, conchas, púas de puerco espín, etc. Las principales técnicas practicadas eran la cerámica, el textil y la cestería. En Florida algunas tribus elaboraban delantales confeccionados de musgo y liquen. Uno de los elementos típicos de las tribus nómadas eran los tipis, unas tiendas realizadas generalmente de piel de búfalo y dibujadas con emblemas tribales y familiares. La cerámica se desarrolló especialmente en el suroeste americano, con piezas notables entre la tribu de los mimbres, autores de unos cuencos decorados con pinturas de pájaros, animales y seres humanos.[259]

Asia

 
Vasija china de porcelana de la dinastía Qing (1723-1735), British Museum, Londres

China

El arte chino ha tenido una evolución más uniforme que el occidental, con un trasfondo cultural y estético común a las sucesivas etapas artísticas, marcadas por sus dinastías reinantes. Como la mayoría del arte oriental tiene una importante carga religiosa (principalmente taoísmo, confucianismo y budismo) y de comunión con la naturaleza. Al contrario que en Occidente, los chinos valoraban por igual la caligrafía, la cerámica, la seda o la porcelana, que la arquitectura, la pintura o la escultura, a la vez que el arte está plenamente integrado en su filosofía y cultura. Las artes decorativas chinas tienen en general ciertos rasgos comunes: gusto por el colorido y los materiales bellos, amor por el trabajo bien realizado, sentido del ritmo, estilización y persistencia de ciertas formas y motivos en todas las técnicas decorativas, generalmente de carácter simbólico: cielo, tierra, sol, estrellas, animales míticos como el dragón o el fénix, signos del zodíaco, flores y otros elementos de la naturaleza; los colores y algunos caracteres o palabras también pueden tener un significado simbólico.[260]​ Cabe mencionar que las manufacturas chinas influyeron en la decoración del rococó europeo, las llamadas chinoiseries.[261]

El arte en China se suele periodificar según sus dinastías gobernantes: Shang (1600-1046 a. C.), Zhou (1045-256 a. C.), Qin (221-206 a. C.), Han (206 a. C.-220 d. C.), período de las Seis dinastías (220-618), Tang (618-907), Song (960-1279), Yuan (1280-1368), Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911).

 
Placa de cinturón de jade con dragón, dinastía Yuan (siglo XIV)

Una de las principales expresiones de las artes decortivas chinas es la cerámica: los primeros vestigios son de época neolítica, alrededor del 2500 a. C., en que se elaboraban urnas y vasijas decoradas con pinturas de varios motivos, como espirales, triángulos y zigzags. En época Shang se hacían vasijas de arcilla fina decorada por incisión, con adornos generalmente de grecas. Durante la dinastía Zhou apareció una protoporcelana de gres vidriado con feldespato y un caolín impuro. En época Han se dio un tipo de cerámica esmaltada con un barniz plomífero y coloreada en verde con óxido de cobre, como el típico vaso hu, que se decora en su parte superior con un relieve de frisos. En el período Tang se elaboraban vasos, tiestos, jarros, ánforas y escudillas, algunos de influencia occidental, así como figurillas votivas, y surgió un tipo de porcelana blanca y gruesa. Durante el período Song destacan dos tipologías: la cerámica de esmalte blanco de Ting-cheu y la cerámica de esmalte rosa o azul de Kin-cheu. La época Yuan fue de mantenimiento de las formas anteriores, quizá con menos calidad; la principal innovación fue la introducción del azul cobalto. La dinastía Ming supuso un renacimiento de la cerámica y el arte en general, favorecida por la creación de la manufactura imperial de Jingdezhen. La porcelana se elaboró en grandes cantidades, un tipo de porcelana blanca translúcida de gran perfeccionamiento técnico, decorada con vivos colores. Por último, en época Qing continuó una producción abundante —en Jingdezhen había tres mil hornos trabajando continuamente—, y se recuerda a Tang Ying como el más grande ceramista de su tiempo, director de la fábrica imperial de 1736 a 1749. En este período se introdujo el azul zafiro, y se elaboraron piezas tanto monocromas como policromas, con una predilección temática por las escenas pintorescas.[262]

El trabajo de las piedras duras está representado sobre todo por el jade, que se trabaja en China desde el milenio III a. C. Suele ser de color verde o azul, aunque hay variedades en amarillo o blanco. Se solía pulir con piedras abrasivas como el corindón, aunque su dureza conllevaba un trabajo de varios años para una sola pieza. El sello imperial chino, grabado en época Han, era de jade. Los jades eran usados como objetos rituales, como el disco Bi (símbolo del cielo) o el bloque Tsong (la tierra), o bien como ornamentos, generalmente joyas, amuletos, adornos de espadas o hebillas de cinturones.[263]

La orfebrería es escasa, debido a la pobreza del territorio chino en oro y plata. De época Zhou se conservan diversas piezas de plata, como copas y alfileres para el pelo. En época Han se hacían objetos de plata para uso ritual o doméstico, mientras que en oro destaca un broche de cinturón con turquesas incrustadas hallado en una tumba de Loland (Pyongyang). Un punto álgido de la orfebrería china fue durante la dinastía Tang, donde se denota la influencia del Próximo Oriente debido a la llegada de orfebres sasánidas expulsados de Irán por los musulmanes; también se denota la influencia india en la introducción de la forma de flor de loto. Eran frecuentes los collares, pendientes y brazaletes con abundancia de perlas. De época Song destacó el uso de la filigrana, y los Yuan destacaron en platería. De época Ming destaca el tesoro hallado en la tumba del emperador Wanli (1572-1620). La dinastía Qing mantuvo los estilos anteriores, en piezas de gran suntuosidad con abundancia de perlas, jade, coral y otros materiales preciosos.[264]

 
Bodhisattva Manjusri de porcelana, dinastía Ming (siglo XVII)

En el trabajo del metal sobresalen las obras en bronce, del que se crearon notables realizaciones ya desde el 1700 a. C. Durante la dinastía Shang se produjeron vasijas decoradas en relieve, como las halladas en la zona de Chengdu, en el alto Yangtsé, de alrededor del 1200 a. C. Además de vasos, se elaboraban cascos y armas, campanas, calderos-trípode (jue), espejos, cuchillos y cubiertos, con una rica decoración gráfica de la que destacan los motivos zoomorfos. En época Zhou proliferó el vaso hu, de grandes dimensiones, así como espejos redondos con decoración en el reverso. En época Han el bronce se volvió más suntuoso, con incrustaciones de oro, turquesa, malaquita y otros materiales preciosos. Durante la dinastía Ming comenzó la decoración de vasijas de bronce en esmalte cloisonné.[265]

El mobiliario presenta dos tipologías principales: el cofre o caja y el bastidor, generalmente con un diseño de corte arquitectónico y estructura rectangular, de formas simples y austeras. En época Han se encuentran sillas, mesas, taburetes, camas y otros tipos de muebles, de formas sencillas y con decoración ocasional de motivos geométricos. Los Tang tenían un mobiliario más lujoso, con incrustaciones de oro, plata, nácar o marfil, en ocasiones lacados. Durante las dinastías Ming y Qing se emplearon maderas como el sándalo, la teca, el cedro y el palo de rosa, con utilización de ébano para incrustaciones.[266]

Otro gran exponente de las artes decorativas chinas es la laca, que se remonta tradicionalmente al mítico emperador Shu (c. 2850 a. C.) Los objetos más antiguos conservados son de época Zhou, aunque el apogeo de la laca fue durante la dinastía Han, período en el que se perfeccionó la técnica, con barnizados de más de treinta capas que requerían semanas de trabajo. Se hacían lacados en color blanco, negro, rojo, verde, azul, amarillo, marrón y otras tonalidades, y se empleaban también el oro y la plata, así como incrustaciones de nácar. Se crearon varios talleres imperiales en los que trabajaron artesanos mcuhas veces conocidos, ya que solían firmar sus obras. La laca floreció también en época Song, período en el que se exportó al sudeste asiático y el Próximo Oriente, así como durante la dinastía Ming, en que las manufacturas imperiales llevaban un sello de oro incrustado.[267]

En cuanto al arte textil destaca la seda, descubierta en China en el milenio III a. C., cuya invención se atribuye a Lei-Tsu, concubina del emperador Huang-Ti. La sedería floreció especialmente desde la dinastía Han, período en el que comenzó a exportarse a través de la ruta de la seda. Ya en aquel entonces había diversas técnicas, como el damasco, el muaré, el piqué, la gasa, el tapiz y el bordado. La decoración solía ser de losanges, celosías, motivos animales y vegetales, dragones y otros animales míticos, con policromía de ricos colores. La seda también destacó en las dinastías Tang, Song, Yuan y Qing.[268]

Japón

 
Porcelana de Imari (siglo XVIII)

El arte japonés ha estado marcado por su insularidad, aunque a intervalos ha ido recibiendo la influencia de las civilizaciones continentales, sobre todo de China y Corea. Gran parte del arte producido en Japón ha sido de tipo religioso: a la religión sintoísta, la más típicamente japonesa, formada alrededor del siglo I, se añadió el budismo en torno al siglo V, forjando un sincretismo religioso que aún hoy perdura. Como el arte chino, el japonés está imbuido de un profundo amor a la naturaleza, lo que se ha traducido en ocasiones en algunos objetos artísticos en una austeridad decorativa motivada por su imitación de los objetos naturales. Otras muestras son el gusto por la jardinería y el arte del ikebana. Otros elementos perceptibles en las artes decorativas son el gusto por materiales bellos, la repetición de motivos ornamentales y la ausencia de profundidad.[269]

El arte japonés se divide en períodos históricos: Jōmon (5000-200 a. C.), Yayoi (200 a. C.-200 d. C.), Kofun (200-600), Asuka (552-646), Nara (646-794), Heian (794-1185), Kamakura (1185-1392), Muromachi (1333-1573), Momoyama (1573-1615), Edo (1615-1868) y Meiji (1865-1911).

 
Biombo de seis paneles del siglo XVII

En Japón, durante el período Jōmon, se produjo la cerámica más antigua producida por el ser humano (7000 a. C.), hecha a mano y decorada con incisiones o impresiones de cuerda.[270]​ En época Kofun (hacia el siglo V) aparece el trabajo en torno, probablemente por influencia coreana. En época Asuka aparece la cerámica Sue, elaborada con esmalte ceniciento. Del período Nara son características las piezas de tres colores, copiadas de la cerámica china Tang. Durante el período Kamakura se inició la producción de la que sería la cerámica más típicamente japonesa, con un centro productor de gran relevancia, el taller Seto en Owari. En época Muromachi los conflictos bélicos con Corea provocaron la llegada a Japón de numerosos alfareros coreanos, que llevaron la cerámica japonesa a cotas de gran calidad. En ese período la influencia del budismo zen y la estética wabi-sabi conllevaron a la creación de la ceremonia del té, que motivó un gran auge de la cerámica: para esa ceremonia se utilizan cuencos, botes, jarras de agua, platos, floreros, cajas y quemadores de incienso. En el período Momoyama la cerámica alcanzó un momento de gran apogeo: Seto continuó siendo uno de los primeros centros de producción, mientras que en Mino nacieron dos escuelas muy importantes: Shino y Oribe. Como autor destaca Ōgata Kenzan. En el período Edo la cerámica tuvo uno de sus mayores centros de producción en Kioto, con influencia del arte chino y coreano; su principal artista es Nonomura Ninsei. En este período se produjeron las primeras porcelanas, con un primer centro productor en Arita; destacan las escuelas de Kakiemon, Nabeshima y Kutani.[271]

 
Armadura samurái datada entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del xix, con kabuto del siglo XVI, hierro lacado con aplicaciones de bronce, seda y algodón

En orfebrería, los japoneses utilizaron el oro y la plata principalmente para dorar o platear el bronce, ya que lo tenían en pequeñas cantidades. En época Nara se utilizó la plata para confeccionar aureolas de estatuas búdicas. En cambio, destacaron notablemente en el trabajo del bronce, empleado desde la época Yayoi en la elaboración de campanas, armas, espejos y otros objetos litúrgicos y utilitarios. En los períodos Asuka y Nara se empleó preferentemente en objetos dedicados al culto budista. En esta época apareció una aleación llamada shakudo, compuesta por un 95 % de cobre, un 4 % de plata y un 1 % de oro.[272]​ El trabajo del hierro se dio principalmente en armas: florecieron especialmente en el período Kamakura, en que se elaboraban armaduras y espadas (katana) confeccionadas con dos capas de hierro y acero sometidas a ignición e inmersión, con una característica marca templada al vapor denominada ni-e.[273]​ Algunos de los principales fabricantes fueron los Goto, los Myochin y los Humetada. Las épocas Momoyama y Edo marcaron el apogeo del hierro, cada vez más ornamentado, con decoración por calado, cincelado o con incrustación de cobre, oro, plata o esmalte.[274]

La madera se usó escasamente para muebles, ya que la tradición japonesa es sentarse o estirarse en esteras de paja de arroz, aunque se dan mesas de escasa altura, cofres, estanterías, escritorios y otras modalidades menores.[275]​ Un elemento relevante es el biombo, una mampara movible de armazón de madera y paneles de tapicería, papel, cuero, laca u otros materiales, decorados con pinturas de paisajes o escenas costumbristas.[276]​ Como en China, el arte japonés destacó en la laca, confeccionada generalmente con una madera recubierta de cáñamo (en ocasiones metal, cuero, barro o papel) sobre la que se aplica una laca basta y, sobre esta, unas treinta capas de barniz fino; posteriormente se decora con diversas técnicas: dorado (maki-e), espolvoreado (togidashi maki-e), relieve (taka maki-e), incrustación de nácar (raden), metal (hypomon) o pintura (shitsuga). Aplicadas sobre la laca húmeda, estas técnicas crean dibujos de gran finura y sutil tonalidad. Se solían elaborar armarios, relicarios, biombos, cajas y cofres, máscaras, instrumentos musicales, etc. Como autores, en época Momoyama destaca el nombre de Honami Kōetsu y, en el período Edo, Ōgata Kōrin.[277]

En arte textil destaca el trabajo de la seda. Aunque se introdujo procedente de Corea hacia el año 200, parece ser que hacia el siglo XI se perdió la técnica y no se recuperó hasta el xvi, importándose entre mientras sedas chinas. El principal centro productor se estableció en Nishijin, un suburbio de Kioto. La principal tipología es el kimono.[278]​ Hay que citar también en Japón el abanico, donde ya en el siglo XII se decoraban con pinturas o poemas. Durante el período Heian se decoraban con textos de los sūtras budistas y con escenas de género.[279]​ Posteriormente, el abanico pasó a China y, en el siglo XVI, a España y Portugal, desde donde pasó a toda Europa.[280]

Corea

 
Incensario de cobre y oro del antiguo reino de Baekje (c. 538-660), Museo Nacional de Buyeo

El arte coreano ha recibido en numerosos períodos de su historia la influencia china, aunque también ha dado pruebas de gran maestría en la producción autóctona. Su mejor aportación a las artes decorativas ha sido en el terreno de la cerámica, con unas primeras muestras de relevancia en el reino Silla entre los siglos v y viii, tanto en tejas y baldosas como en urnas funerarias, vasos y lámparas, generalmente con decoración floral. La mejor producción fue durante la dinastía Koryo (936-1392), con obras de gran refinamiento comparables a la cerámica Song, tales como celadones, vasos, boles, teteras y pebeteros, a veces con forma de flores o frutos. En esta época se inventó una técnica ornamental de incrustación por vaciado de la pasta y relleno de arcilla blanca llamada punch'ong (en Japón, donde fue muy admirada, la llamaron mishima). Durante la dinastía Joseon se inició la producción de porcelana (siglo XVII), de color opaco y formas macizas, un tanto rudas, con decoración de tipo abstracto.[281]

En orfebrería hubo una copiosa producción de piezas de oro, relativamente abundante en el país. En las tumbas reales se han encontrado coronas, pendientes, cinturones, collares, alfileres, brazaletes, pomos de espada y otras piezas de gran habilidad técnica, con motivos ornamentales en los que predominan flores, pájaros y dragones. También trabajaron el bronce, especialmente en estatuillas budistas, espejos, coronas y campanas.[282]

Sudeste asiático

En el sudeste asiático el arte estuvo a caballo entre la tradición hinduista y budista, así como el islamismo, introducido en el siglo XV principalmente en Indonesia. En las culturas autóctonas de la edad del bronce y del hierro —de las que se conservan escasos restos— se denota la influencia china, mientras que a partir del siglo VI comienza progresivamente la influencia india.

  • Arte indonesio: se recibió una primera influencia india, principalmente gupta. En la decoración arquitectónica se dieron bajorrelieves que denotan un gran detallismo y amor a la naturaleza, como en el templo de Borobudur. En metalistería destacan las campanas y tambores de bronce, así como los puñales kris, de hoja adamascada y mango tallado, a veces con incrustaciones de oro, plata, marfil o piedras preciosas. En orfebrería se practicó especialmente el oro cincelado, como el adorno de tres ruedas, el sol y la serpiente nāga de la dinastía Madjapahit (Java, siglo XIV). Quizá la principal manifestación de las artes decorativas indonesias sea la textil: aquí se inventó el batik, realizado con un tejido impregnado de cera al que luego se le da un baño de colorante, preservando el fondo o el dibujo para conseguir distintos efectos y combinaciones cromáticas. Otra técnica, usada principalmente en Bali y Sumatra, es el ikat, en que se tiñen los hilos que luego se tejen en forma de dibujo. Cabe mencionar también las marionetas wayang, en tres modalidades: wayang golek, de madera; wayang kulit, de piel; o wayang klitik, de madera con brazos de piel.[283]
 
Soporte de gong, Mandalay, Birmania (siglo XIX), Museu de Cultures del Món, Barcelona
  • Arte thai: es el desarrollado en Siam (Tailandia), de corte principalmente budista. La cerámica fue inicialmente monocroma, en tonos blanco, verde, gris y marrón, mientras que posteriormente pasó a la policromía. Se dieron varios tipos: Ban Chiang, de época prehistórica, cocida sin horno y con decoración elaborada con cuerdas; Sawankhalok (siglos xiv-xv), de influencia china y vietnamita, realizada con gres duro recubierto a veces de un vidriado de celadón de tono verde o azul; Sukhothai, contemporánea de la anterior y bastante parecida, aunque de calidad inferior; y Bencharong, de los siglos xviii-xix, elaborada en China para comercializarse en Siam, generalmente con motivos budistas.[284]​ Destacó la orfebrería, en la que se elaboraron notables obras como adornos de Buda, principalmente coronas. En el Museo de Bangkok se conserva el tesoro de la pagoda de Ayuhya (siglo XV), que contiene sortijas, brazaletes y pectorales formados por tablillas de oro, plata y estaño con formas de animales (cisne, caballo, vaca y elefante). En el trabajo del bronce se dieron objetos ceremoniales y estatuillas de Buda. En madera se elaboraron en el siglo XVIII armarios y cofres de laca negra con decoración de flores y personajes en oro.[285]
  • Arte jemer: el reino jemer se situó en Camboya y tuvo su apogeo entre los siglos viii-xii. Su principal manifestación es el magnífico conjunto de Angkor Wat (1113-1150), una ciudadela-templo dedicada a Vishnú, de la que destaca la decoración esculpida en relieve. También se dieron objetos de bronce como adornos de carros, cascabeles de elefante y estatuillas de dioses hindúes. En orfebrería destacan los collares de apsaras con ornamentación floral de Angkor Wat. En el textil destaca la tipología del sampot, un tipo de vestido realizado en ikat de aspecto suntuoso.[286]​ La cerámica destacó entre los siglos xi-xii, contemporáneamente a la cultura de Angkor, época en que se dieron unos jarros con forma de cabeza de elefante y barniz de color chocolate.[287]
  • Arte cham: se dio en el reino de Champa (Vietnam). En los siglos viii-ix recibió la influencia hindú, mientras que en el siglo XII predominó la influencia jemer. Destacó la cerámica, de influencia china, pero con una fuerte personalidad propia: los primeros vestigios son de los siglos i-iii, aunque su mejor época fue entre los xiv-xvii, con varios tipos de gres y semiporcelana en tonos azul y blanco o con colores al esmalte en rojo y verde, de gran refinamiento.[288]
  • Arte birmano: en Birmania es más palpable la influencia china, así como del budismo Theravada. Destacaron especialmente en orfebrería, al ser un país con abundancia de oro y piedras preciosas, sobre todo zafiros, esmeraldas y rubíes. Pese a la austeridad budista, la nobleza birmana gustaba de hacer ostentación de joyas y abalorios, como se denota en el fabuloso tesoro del reino de Mandalay. También cabe mencionar los recipientes esmaltados, las tallas de madera, las latas lacadas y las marionetas yokthe-pwe, realizadas en madera y ataviadas con ricos tejidos y metales preciosos.[289]

India

 
Olla y bandeja con estampado de flores, cristal de roca, oro y gemas (c. 1800), Museo Walters, Baltimore

El arte indio tiene un carácter principalmente religioso, que sirve como vehículo de transmisión de las distintas religiones que han jalonado la India: hinduismo, budismo, islamismo y cristianismo, principalmente. El subcontinente indio no ha dado una producción tan copiosa en artes decorativas como las vecinas China o Japón, por un lado por su historia de división en pequeños reinos, a menudo con ocupaciones extranjeras, así como el hecho de que la mayoría de la población no podía permitirse la posesión de productos suntuosos, reservados a una élite aristocrática; y, por otro lado, por el carácter perecedero de muchas de sus producciones, especialmente madera y tejido, en unas condiciones climatológicas no muy favorables, debido a los monzones.[290]

La cerámica es de escasa relevancia, principalmente utensilios de barro de carácter utilitario. Lo más renombrable son los vasos pintados de la cultura del Indo (Harappa, Mohenjo-Daro), con una decoración en friso de motivos geométricos o animales. En época Gupta se dieron relieves y baldosas de terracota para decorar templos. Ya en época mogol se introdujo la porcelana de tipo islámico.[291]

 
Jarra de la cultura del Indo (c. 2500-1900 a. C.), Royal Ontario Museum

Destacó más la orfebrería: en la cultura del Indo se hallan collares y brazaletes de oro y perlas; era frecuente adornar las estatuas de la diosas con collares, pendientes y cinturones de oro y plata. Las joyas y piedras preciosas eran usadas con abundancia porque, según la tradición, protegían de los malos espíritus, especialmente cinturones, brazaletes y diademas. También se hacían objetos domésticos de metales preciosos, como vasos, espejos, abanicos y palmatorias. En Gandhāra se han encontrado joyas de influencia helenística, realizadas por incisión, repujado, alveolado, incrustación o filigrana. En la India también hubo una gran producción de jade que, a diferencia del chino, suele llevar incrustaciones de esmalte o piedras preciosas con una montura de oro.[292]

El bronce fue trabajado desde la época de la cultura del Indo: en Mohenjo-Daro se halló una estatuilla de bailarina de bronce vestida de joyas. Desde el siglo II a. C. se trabajó también el acero, principalmente en armas, a veces damasquinadas de oro y plata. En época Gupta se elaboraban estatuillas de Buda de bronce, a veces con aleaciones de plomo, cinc, antimonio, oro y plata. Otros objetos habituales eran vasos, lámparas y peines.[293]

 
Shah Jahan cazando un león, camafeo de ónice, oro y esmalte, siglo XVIII

La madera se empleó poco en mobiliario, ya que eran más habituales las esteras o los asientos de caña o bambú. La presencia del mueble se dio más en el ámbito religioso, especialmente mesas y cofres, donde se denota una cierta influencia del Oriente Próximo. En época Gupta destacan los tronos, de teca, ébano o sándalo, con incrustaciones de oro, plata, marfil o gemas. Durante la dinastía mogol la madera se dio sobre todo en puertas, ventanas y paneles de madera calada, con taraceas o incrustaciones de nácar o latón. En época colonial se dio un tipo de mobiliario de estilo indoportugués, caracterizado por el empleo de maderas oscuras con incrustaciones de oro o marfil, así como el indoholandés, de ébano y maderas claras lacadas, también en ocasiones con incrustaciones de oro. También se practicó la eboraria, especialmente placas para cofres y asientos, trabajados en alto o bajorrelieve, con representación de plantas y monstruos, así como escenas cortesanas. También se hacían en marfil estatuillas, cofrecillos, piezas de ajedrez, mangos de espejo y otros objetos.[294]

En cuanto al tejido, se trabajó la lana y el algodón para vestidos y tapices, mientras que la seda se importaba de China. También se hacían bordados, en ocasiones con incrustaciones de hilos de seda, plata y oro. Los tejidos se solían teñir, con batik o con algodón grabado por impresión con planchas de madera. En el arte textil se denota la influencia irania, especialmente saris y chales de Cachemira con adornos florales.[295]

Cabe destacar también de época mogol la miniatura, que se desarrolló en libros lujosamente decorados, que eran considerados objetos de gran valor. Por lo general se dibujaba sobre el papel con grafito o con tinta, se recubría con una capa de pintura blanca translúcida y se aplicaba la pintura, confeccionada con pigmentos vegetales o minerales mezclados con aglutinante o goma arábiga. Uno de los mejores miniaturistas fue Basawan, creador del estilo clásico de la miniatura mogol, de corte narrativo. El emperador Akbar fue un gran mecenas de la miniatura, especialmente de crónicas e historias ilustradas, como las 1400 ilustraciones del Hamzanama (Historias de Hamza). Más adelante, Abu'l Hasan creó un estilo más refinado y aristocrático, de menor tamaño. También aparecieron entonces las escenas de género y la representación de animales y plantas, donde destacó la princesa Sahifa Banu, autora por ejemplo de un Retrato del shah Tahmasp (principios del siglo XVII).[296]

Arte islámico

Con la Hégira de Mahoma en el año 622 surgió una nueva religión, el islamismo, que tuvo una rápida difusión desde el Próximo Oriente por el norte de África hasta la península ibérica, así como por la zona de los Balcanes tras la caída del Imperio bizantino en 1453. Con el tiempo, la nueva religión aglutinó a una gran diversidad de pueblos y culturas, por lo que su arte fue el reflejo de esta disparidad, lo que produjo numerosas manifestaciones y variantes estilísticas según la región donde se produjese.[297]​ Los principales períodos históricos y artísticos dentro del Islam fueron el omeya, abásida, selyúcida, timúrida, safávida y otomano en Próximo Oriente; tuluní, fatimí, ayubí y mameluco en Egipto; y omeya, almorávide, almohade y nazarí en Al-Andalus.[298]

En el arte islámico tuvieron un gran desarrollo las artes decorativas, debido principalmente a la prohibición de la representación de seres vivos, que restó uno de los motivos principales de la pintura y la escultura. A ello se añade la consideración de la arquitectura como un mero oficio, no como un arte, por lo que las artes decorativas se convirtieron en la principal manifestación artística islámica.[299]​ Por otro lado, el arte islámico sigue la premisa de que «solo Dios permanece», por lo que sus realizaciones artísticas tienen una cierta apariencia de fragilidad, debido a lo cual se suelen emplear únicamente materiales modestos; por ello, apenas existe orfebrería o piezas suntuosas.[299]​ Los motivos decorativos islámicos se centran en la representación geométrica o vegetal, frecuentemente abstractizada (arabesco), o en la epigrafía —generalmente versos coránicos—, con dos modalidades: caligrafía cúfica (formas rectas) y nasji (formas curvas).[300]​ Todos estos motivos suelen repetirse de forma rítmica y simétrica, con un sentido lineal que excluye los efectos plásticos, y con una cierta tendencia al horror vacui, lo que da por resultado un cierto recargamiento y abarrocamiento de las artes. En cambio, se persiguen efectos estéticos como el brillo y los reflejos de luz, y se valora positivamente la policromía y el contraste de colores.[301]

 
Vaso sirio o egipcio de vidrio, dorado y esmalte (c. 1350), Victoria & Albert Museum, Londres

En arquitectura se empleó mucho el estuco, que llegó a cotas de gran perfección técnica, especialmente en la época abásida y en el norte de África, así como en la España musulmana, donde se encuentra en la Aljafería de Zaragoza y en la Alhambra de Granada, y donde influyó en el arte mudéjar.[116]

La cerámica fue heredera del ladrillo esmaltado del Próximo Oriente, al tiempo que también denota la influencia china. Los abásidas importaron cerámica Tang y Song, e impulsaron un tipo de cerámica monocroma y brillante, de reflejos metálicos conseguidos con esmalte de estaño y una decoración de arabescos, follaje o palmetas. En época safávida se hizo más evidente la influencia china, con tonos azules y blancos y motivos ornamentales de dragones y aves fénix. Dentro del arte otomano la cerámica es heredera de la irania: en el siglo XV se dio una loza fina con decoración de flores o inscripciones cúficas, seguida en el xvi por una cerámica de rica policromía con motivos florales. Destaca también la azulejería, empleada profusamente en las mezquitas de Estambul. En Al-Andalus se da una loza fina de reflejo metálico, con una especial calidad en los talleres de Málaga de los siglos xiii-xiv. Destacan también los platos de Paterna y Manises, centros de producción activos entre los siglos xiv-xv, donde se entronca con el arte mudéjar.[302]

 
Arqueta de Hišām II (976), de madera recubierta de plata repujada, nielada y dorada, catedral de Gerona

El vidrio islámico fue de mucha mayor calidad que el elaborado coetáneamente en la Europa medieval, al ser heredero de los talleres de soplado de Egipto y Siria, de tradición helenística. Se elaboraban vasos, copas, botellas, lámparas y frascos para perfume, translúcidos o esmaltados de colores, con decoración pintada o incisa. También se hacían jarrones de cristal de roca, como el llamado de al-Aziz del Tesoro de San Marcos (Venecia), del siglo X.[303]

La orfebrería fue escasa, principalmente sortijas y pendientes, de influencia irania. En platería se elaboraban cofres de plata dorada sobre madera, como el conservado en la catedral de Gerona, confeccionado para Hišām II en 976. También se dio el esmalte, como la jofaina de cobre esmaltada en alveolado del Museo de Innsbruck (siglo XII).[304]​ La metalistería se dio principalmente en cobre y bronce, en menor medida en hierro. En cobre se elaboraban lámparas, vasos, jarras, cajas, bandejas, pies de candelabro y jofainas. En bronce destacan los espejos, cofres, lámparas y aguamaniles, a veces con incrustaciones de plata. El hierro se usó principalmente para las armas, como la espada de Boabdil, con pomo de oro esmaltado y marfil, y funda de cordobán con esmalte, plata, seda y oro.[305]

El mobiliario ha sido escaso en el ámbito musulmán, debido a su predilección por la alfombra. La mayoría de muebles eran para el ámbito religioso, como mesas, pupitres para la lectura del Corán y púlpitos (almimbares). La madera también se trabajaba para el ámbito arquitectónico (puertas, paneles), generalmente con forma de lacerías. También se practicó la eboraria, especialmente en cofres y urnas, como el llamado bote de Zamora (964, Museo Arqueológico Nacional, Madrid).[306]

Otra de las artes de relevancia en el mundo islámico fue la textil, heredera del arte bizantino y sasánida. Desarrollaron y perfeccionaron numerosas técnicas, como el damasco, el tiraz, el terciopelo y la muselina.[307]​ Elaboraban vestidos, alfombras, tapices, telas estampadas y otros tejidos, con decoraciones generalmente geométricas, epigráficas, medallones con forma de media luna o motivos de origen vegetal o animal, pero llevados casi a la abstracción. En Siria también elaboraban brocados de seda. En Bagdad —antiguamente Baldac— se creó el baldaquín, un dosel hecho de seda. También destacó la seda de Al-Andalus, como el tiraz de Hišām II (Real Academia de la Historia, Madrid) o un tapiz de seda y oro originario de Almería conservado en el Museo Cooper Union de Nueva York.[308]​ Otro terreno de relevancia fue la corioplastia, especialmente en Córdoba, donde se creó la técnica del cordobán, que junto al guadamecí fueron las principales modalidades producidas en la España musulmana y exportadas a toda Europa.[309]

Véase también

Notas

  1. La denominación «gótico» fue introducida por los artistas italianos del Renacimiento, en sentido despectivo, pues lo veían como algo bárbaro y atrasado, como las realizaciones de los «godos» que acabaron con el Imperio romano.[92]
  2. El término arte moderno proviene del concepto de modernidad, una teoría filosófico-cultural que postula la actual vigencia de un período histórico marcado en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución Francesa y en lo económico por la Revolución Industrial, y que supondría la raíz social propia de la Edad Contemporánea. El proyecto moderno se caracteriza por el fin del determinismo y de la supremacía de la religión, sustituidos por la razón y la ciencia, el objetivismo y el individualismo, la confianza en la tecnología y el progreso, en las propias capacidades del ser humano. Esta «era moderna» habría llegado hasta la actualidad y estaría plenamente vigente según unos expertos, mientras que otros defienden que es actualmente una fase superada en la evolución de la humanidad y postulan una posmodernidad como período sucesor de este proyecto moderno.[107]
historia, artes, decorativas, evolución, histórica, artes, decorativas, transcurre, paralelo, historia, arte, general, especialmente, arquitectura, estado, ligada, usualmente, decoración, interiorismo, denomina, artes, decorativas, todas, aquellas, actividades. La evolucion historica de las artes decorativas transcurre en paralelo a la historia del arte en general especialmente la arquitectura a la que ha estado ligada usualmente la decoracion y el interiorismo Se denomina artes decorativas a todas aquellas actividades relacionadas con el arte o la artesania destinadas a producir objetos con una finalidad a la vez utilitaria y ornamental Son por lo general obras realizadas con una elaboracion industrial o artesanal pero persiguiendo una cierta finalidad estetica El concepto es sinonimo de las llamadas artes aplicadas o artes industriales tambien llamadas a veces artes menores en contraposicion a las artes mayores o bellas artes En cierto sentido las artes decorativas es un termino aplicado preferentemente a las artes industriales asi como a la pintura y la escultura cuando su objetivo no es el de generar una obra unica y diferenciada sino que buscan una finalidad decorativa y ornamental con una produccion generalmente seriada 1 Interior de estilo modernista de la casa Vicens Barcelona 1883 1888 de Antoni Gaudi Las artes decorativas incluyen procedimientos y tecnicas como la ceramica el mosaico la ebanisteria la orfebreria la gliptica el esmalte la taracea la metalisteria el textil la tapiceria la corioplastia o la vidrieria Tambien a menudo engloba las artes graficas grabado y la miniatura asi como algunas obras de arquitectura pintura y escultura destinadas a la ornamentacion y concebidas en serie no como obras individuales 2 Las artes decorativas han estado presentes en mayor o menor medida en todos los periodos de la historia del arte en general bien por solitario o bien en conjuncion con otras artes especialmente la arquitectura En muchos casos han marcado de forma determinante algun periodo historico como el arte bizantino el islamico o el gotico de tal forma que no seria posible valorarlo adecuadamente sin la presencia de este tipo de realizaciones En otros casos especialmente el de culturas nomadas es el unico tipo de realizacion artistica llevado a cabo por estos pueblos como es el caso de los escitas o de los pueblos germanicos que invadieron el Imperio romano En muchas culturas las artes decorativas han tenido un estatus similar al resto de las artes como es el caso de la ceramica griega o la laca china Cabe tambien valorar la estrecha relacion entre las artes decorativas y la cultura popular que a menudo ha tenido en este medio su principal via de expresion 3 Indice 1 Prehistoria 2 Arte antiguo 2 1 Mesopotamia 2 2 Egipto 2 3 Otras manifestaciones 3 Arte clasico 3 1 Grecia 3 2 Roma 4 Arte medieval 4 1 Arte paleocristiano 4 2 Arte bizantino 4 3 Arte germanico 4 4 Arte prerromanico 4 5 Arte romanico 4 6 Arte gotico 5 Arte de la Edad Moderna 5 1 Renacimiento 5 2 Barroco 5 3 Rococo 5 4 Neoclasicismo 6 Arte contemporaneo 6 1 Siglo XIX 6 1 1 Romanticismo 6 1 2 Historicismo 6 1 3 Arts amp Crafts 6 1 4 Modernismo 6 2 Siglo XX 6 2 1 Tecnicas tradicionales 6 2 2 Art deco 6 2 3 Bauhaus 6 2 4 Diseno industrial 6 2 5 Nuevas tendencias 6 3 Siglo XXI 7 Arte no occidental 7 1 Africa 7 2 Oceania 7 3 Arte precolombino 7 4 Asia 7 4 1 China 7 4 2 Japon 7 4 3 Corea 7 4 4 Sudeste asiatico 7 4 5 India 7 5 Arte islamico 8 Vease tambien 9 Notas 10 Referencias 11 Bibliografia 12 Enlaces externosPrehistoria Editar Vaso campaniforme de Ciempozuelos de arcilla negra pulimentada con una capa de barro fino y decorada con motivos geometricos incisos rellenos de pasta blanca Museo Arqueologico Nacional Madrid Articulo principal Arte prehistorico El arte prehistorico es el desarrollado por el ser humano primitivo desde la Edad de Piedra Paleolitico superior Mesolitico y Neolitico hasta la Edad de los Metales periodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artisticas por parte del ser humano En el paleolitico 25 000 8000 a C el hombre se dedicaba a la caza y vivia en cuevas Tras un periodo de transicion mesolitico 8000 6000 a C en el neolitico 6000 3000 a C se volvio sedentario y se dedico a la agricultura y la ganaderia con sociedades cada vez mas complejas estratificacion social religion Comienza entonces la produccion de piezas de artesania ya que las obras manufacturadas solian tener una incipiente decoracion si bien no habia una conciencia plena de elaboracion de productos artisticos Por ultimo en la llamada Edad de los Metales 3000 1000 a C surgieron las primeras civilizaciones protohistoricas 4 Las primeras manifestaciones que se podrian considerar artes decorativas proceden del neolitico periodo en el que aparecen las primeras decoraciones arquitectonicas y las primeras obras de ceramica asi como el arte textil Entre las primeras pueden citarse como mas relevantes el friso con decoracion de espirales de Hal Tarxien Malta o el poste de piedra igualmente decorado con espirales del tumulo de New Grange Irlanda 5 En el milenio IV a C aparecio la llamada ceramica cardial decorada con impresiones de conchas cardium realizadas en toda la superficie a modo de horror vacui Ha sido encontrada en diversos puntos de Europa occidental y oriental 6 Replica del conjunto del tesoro de El Carambolo siglo VII a C siglo V a C Museo Arqueologico de Sevilla El neolitico dio paso a la Edad de los Metales pues la utilizacion de elementos como el cobre el bronce y el hierro supuso una gran transformacion material para estas antiguas sociedades La metalurgia del bronce aparecio en Anatolia desde donde paso a Chipre y Creta y posteriormente el resto de Europa La mayoria de sus realizaciones eran de arte mobiliar preferentemente joyas y armas decoradas con motivos geometricos abstractos Surgio entonces la orfebreria donde se trabajaba el oro y piedras preciosas como el jade o el ambar con realizaciones como el collar de jade de Poltalloch Escocia los vasos de oro de Rillaton British Museum y Glenisheen Irlanda el casco de oro de Poiana Rumania o la taza de oro de Borgbjerg Dinamarca 7 En ceramica surgieron en el calcolitico los vasos campaniformes con motivos ornamentales inspirados en la cesteria originaria de Espana y con una difusion posterior por toda Europa 8 En la Edad del Hierro destacaron las culturas de Hallstatt Austria y La Tene Suiza La primera se dio entre el siglo VIII a C y el siglo V a C caracterizada por la ceramica policroma con decoraciones geometricas y aplicaciones de adornos metalicos La Tene se desarrollo entre el siglo V a C y el siglo I a C ligada a la cultura celta Destaco por sus objetos en hierro espadas lanzas escudos fibulas con diversas fases de evolucion La Tene I II y III Al final de esta era recibio las influencias griega etrusca y del arte de las estepas 9 Algunas realizaciones celebres son el caldero de plata de Gundestrup Dinamarca las vasijas de bronce de Basse Yutz Metz o el espejo de bronce de Birdlip Gloucestershire 10 En Espana cabe mencionar en el seno de la cultura tartessica el tesoro de El Carambolo compuesto por diversas piezas de oro y ceramica de depurada factura 11 Arte antiguo Editar Ceramica esmaltada de la puerta de Istar que representa un animal fantastico con cabeza de serpiente y patas de leon y aguila Museo de Pergamo Berlin Articulo principal Arte antiguo Puede llamarse asi a las creaciones artisticas de la primera etapa de la historia iniciadas con la invencion de la escritura en las que destacan las grandes civilizaciones del Proximo Oriente Egipto y Mesopotamia Tambien englobaria las primeras manifestaciones artisticas de la mayoria de pueblos y civilizaciones de todos los continentes En esta epoca aparecieron las primeras grandes ciudades principalmente en cuatro zonas delimitadas por grandes rios el Nilo el Tigris y el Eufrates el Indo y el rio Amarillo Mesopotamia Editar Articulo principal Arte de Mesopotamia El arte mesopotamico se desarrollo en la zona comprendida entre los rios Tigris y Eufrates actuales Siria e Irak donde desde el milenio IV a C se sucedieron diversas culturas como los sumerios acadios amorritas asirios caldeos etc En Mesopotamia la carencia de piedra llevo a la construccion con ladrillo y adobe materiales pobres que requerian un revestimiento si se queria construir un edificio mas o menos estetico lo que se lograba con apliques ceramicos 12 Aqui se inventaron las primeras herramientas de alfareria como el torno y el horno de dos camaras cerca del 3400 a C 13 Las obras de ceramica esmaltada decoraban las paredes de los palacios y las puertas de las ciudades como la de Istar en Babilonia con dibujos de leones y animales fantasticos Un buen ejemplo es el templo de Eanna en Uruk del que proceden las muestras mas antiguas de decoracion ceramica a traves de unas piezas de colores rojo blanco y negro dispuestas a modo de mosaico geometrico Esta decoracion evolucionara mas adelante a motivos como rosetas o trenzados como en los templos de Tell Halaf y El Obeid En los zigurats sumerios asirios y babilonicos era tradicional recubrir cada uno de sus pisos de un color distinto al tiempo que evolucionaban las ornamentaciones hacia motivos cada vez mas complejos con representaciones mitologicas y escenas historiadas como en el templo de Eanna en Uruk 14 En la evolucion de la ceramica decorativa se perciben por primera vez efectos esteticos y simbolicos que denotan una voluntad creadora alejada de la realizacion meramente estructural El aspecto estetico se percibe especialmente en el cromatismo a traves de la busqueda de entonaciones no degradadas que contrastan entre si El aspecto simbolico se manifiesta en los efectos de luz y brillo conseguidos mediante la ceramica vidriada que se asocian en templos y palacios con los grandes seres que dominan el mundo sean divinos o de la realeza 15 Este rico cromatismo se aprecia asimismo en los mosaicos taraceados y en las obras de orfebreria donde abundan el oro y las piedras preciosas como el nacar y el lapislazuli 16 Los mejores exponentes son los tesoros encontrados en las tumbas reales de Ur con obras como el llamado mosaico del Estandarte o las joyas de la reina Shubad conservadas en el British Museum 17 En esta region se desarrollo notablemente la gliptica a traves de sellos de forma cilindrica grabados en marmol caliza o concha decorados con motivos geometricos animales reales o fantasticos inscripciones cuneiformes o escenas historicas religiosas o de la vida cotidiana como un cilindro sumerio del 2800 a C grabado con un banquete nupcial 18 En las artes del metal destacan las puertas de Balawat en la ciudad asiria de Imgur Bel realizadas en bronce entre el 860 y el 849 a C decoradas con escenas de las campanas militares de Salmanasar III 19 Egipto Editar Mascara funeraria de Tutankamon c 1354 1340 a C Museo Egipcio de El Cairo Articulo principal Arte del Antiguo Egipto En Egipto surgio una de las primeras grandes civilizaciones con obras de arte elaboradas y complejas que suponen ya una especializacion profesional por parte del artista artesano Con un sistema politico fuertemente centralizado y jerarquizado su arte era intensamente religioso y simbolico Iniciado alrededor del 3000 a C el arte egipcio perduro hasta la conquista de Alejandro Magno si bien su influencia persistio en el arte copto y bizantino 20 Estatua de bronce damasquinado de la reina Karomama Merimut I Museo del Louvre Paris El arte egipcio se caracteriza por la unidad estilistica mostrada uniformemente durante toda su historia que se manifiesta en aspectos como el estatismo y la rigidez de sus figuras la minuciosidad del detalle o el sentido plano de la escena y el color con una policromia de colores sin degradaciones con contornos marcados Esto se percibe asimismo en la orfebreria con el tabicado y embutido de distintos materiales o en el vidrio mediante la union de bandas onduladas monocromas 21 Una de sus mayores manifestaciones dentro del marco arquitectonico fue la pintura y el relieve policromado que decoraba tanto interiores como exteriores de edificios como se percibe en el palacio de Tell el Amarna dinastia XVIII 22 Los egipcios lograron grandes avances tecnicos especialmente en orfebreria como en el batido del oro el cincelado el grabado a buril el granulado y la incrustacion 23 Algunas realizaciones sobresalientes son los brazaletes de la esposa del rey Djer dinastia I los brazaletes de Hetepheres I dinastia IV el collar usej de Imthepy dinastia VI la cabeza de oro del dios Horus hallada en Hieracompolis dinastia VI la diadema y el cinturon de la princesa Sit Hator dinastia XII el pectoral de Sesostris II dinastia XII y las joyas encontradas en la tumba de Tutankamon dinastia XVIII entre las que destaca su mascara funeraria de oro batido con incrustaciones de pasta de vidrio y lapislazuli cuarzo y feldespato asi como el sarcofago de 1110 kg de oro puro 24 La ebanisteria era de maderas importadas ebano cedro y cipres recubiertas a menudo de oro o marfil como los muebles de las tumbas de Yuya y Tuyu Museo Egipcio de El Cairo 25 En piedra destacan las paletas de esquisto con formas de animales Paleta de los perros Museo del Louvre o los vasos de caliza basalto o alabastro de diferentes formas piriforme cordiforme esferica cilindrica de barrilete 26 La ceramica se dio en dos vertientes alfareria y loza fina en la primera realizada con torno desde el 3200 a C se encuentran multiples formas y motivos decorativos mientras que la loza es empleada como revestimiento arquitectonico como se puede percibir en Saqqarah Tell el Amarna o Medinet Habu y en la elaboracion de diversos objetos collares canopes vasos vasijas copas 27 La metalurgia egipcia se centro en el cobre y el bronce ya que el hierro no se uso hasta epoca grecorromana Los principales objetos realizados eran vasos espejos fuentes y jarras asi como estatuillas de bronce a la cera perdida como la de la reina Karomama dinastia XXII damasquinada en oro 28 El tejido se centro en el lino tanto en el vestido como en tapices y alfombras como en el tapiz decorado con flores de la tumba de Tutmosis IV Museo de El Cairo o la alfombra de la tumba del arquitecto Ja Museo Egipcio de Turin Destacan los vestidos hallados en la tumba de Tutankamon revestidos de cuentas de ceramica y plaquetas de oro Los egipcios tambien trabajaron el cuero como se denota en las sandalias de Tutankamon de cuero verde con hojas de oro y en la tienda funebre de la reina Isimjeb dinastia XXI 29 Otras manifestaciones Editar Arte iberico arracada de la Condomina siglo VI a C Museo Arqueologico de Villena Arte de las estepas es el correspondiente a los pueblos nomadas que habitaban las llanuras euroasiaticas cimerios escitas hunos sarmatas etc principalmente entre el II y el I milenio a C Su arte era preponderantemente mobiliar facil de transportar al ser un pueblo nomada Ligado a la metalurgia destacan los objetos en bronce hierro y metales preciosos armas escudos fibulas cinturones joyas asi como obras en madera hueso cuero telas y alfombras En sus obras destacan los motivos animalisticos posiblemente de origen totemico El arte escita influencio al de los pueblos germanicos vikingos y paleocristianos 30 Arte hitita el Imperio hitita se desarrollo en Anatolia Armenia y Siria entre los siglos xvii y xii a C Recibio influencia mesopotamica y a su vez influencio al arte persa minoico y etrusco Los hititas elaboraban una ceramica monocroma de aspecto brillante y pulimentado ademas de productos mas elaborados como vasos teriomorfos y recipientes policromados con decoracion en relieve De los restos hallados cabe destacar unas jarras de pico largo encontradas en Kultepe y Alisar Huyuk asi como un vaso con forma de leon procedente de Kara Huyuk que el arqueologo Georges Contenau definio como el antepasado de los aguamaniles 31 Tambien destacaron en orfebreria principalmente amuletos y colgantes de oro y unos rytha teriomorfos en plata conservados en la coleccion N Schimmel 32 Arte fenicio pueblo de tradicion marinera dedicados principalmente al comercio navegaron por todo el Mediterraneo y el norte de Africa y fundaron la ciudad de Cartago en la actual Tunicia Transmitieron la influencia del arte oriental por todo el Mediterraneo El arte fenicio se dio tambien en distintas zonas del Mediterraneo especialmente Chipre Cerdena e Ibiza Destacan especialmente en orfebreria con notables hallazgos arqueologicos como la copa de oro de Ras Shamra siglo XIV a C o el pectoral de oro de Byblos Museo del Louvre 33 Arte iberico la cultura iberica se desarrollo entre los siglos vi y i a C en la peninsula iberica Se conservan diversas piezas de orfebreria algunas de ellas de influencia griega como las del tesoro de Javea Museo Arqueologico Nacional Madrid En ceramica se distinguen tres escuelas la andaluza de influencia griega con motivos ornamentales de lineas y circulos la del sudeste con escenas figuradas y temas de animales y la del Ebro con representaciones de pajaros y figuras humanas de gran esquematismo 34 Arte persa situado en Persia actual Iran se prolonga desde el siglo VI a C con la dinastia aquemenida hasta el siglo VII d C con la dinastia sasanida Muchas de sus realizaciones son herederas de las culturas mesopotamicas lo que se denota en la arquitectura con el empleo de azulejos mosaicos y relieves policromados En Persia tuvieron especial relevancia las artes textiles tanto en alfombras y cortinas como en tapices y bordados que abundaban en la decoracion interior El textil persa influyo notablemente en el bizantino e islamico e incluso en el chino y japones 35 Arte clasico Editar Heracles en reposo anfora del pintor de Andocides c 520 a C Staatliche Antikensammlung de Munich Articulo principal Arte y cultura clasica Se denomina arte clasico al arte desarrollado en las antiguas Grecia y Roma cuyos adelantos tanto cientificos como materiales y de orden estetico aportaron a la historia del arte un estilo basado en la naturaleza y en el ser humano donde preponderaba la armonia y el equilibrio la racionalidad de las formas y los volumenes y un sentido de imitacion mimesis de la naturaleza que sentaron las bases del arte occidental de tal forma que la recurrencia a las formas clasicas ha sido constante a lo largo de la historia en la civilizacion occidental 36 Grecia Editar Articulo principal Arte de la Antigua Grecia En Grecia se desarrollaron las principales manifestaciones artisticas que han marcado la evolucion del arte occidental Tras unos inicios donde destacaron las culturas minoica y micenica el arte griego se desarrollo en tres periodos arcaico clasico y helenistico 37 Las artes decorativas adquieren por primera vez una autonomia propia desvinculada del marco arquitectonico que condicionaba las realizaciones egipcias o mesopotamicas 38 Ceramica minoica de Gournia Creta siglo XVI a C En el arte minoico fue importante la pintura decorativa de los edificios con escenas figuradas de tematicas diversas generalmente inspiradas en la naturaleza con una inicial influencia egipcia de la que se desmarca radicalmente en su sentido ritmico del movimiento frescos de la Taurocatapsia o los Delfines del megaron de la reina de Cnosos Cabe destacar tambien la ceramica en dos etapas la de Kamares siglos xix xviii a C de colores claros sobre fondo oscuro con representaciones de motivos geometricos y la ceramica de los segundos palacios c 1500 a C mas naturalista de motivos vegetales y marinos 39 En el arte micenico se produjeron obras de orfebreria de gran valor artistico como los vasos y las mascaras funerarias de oro hallados en los circulos de tumbas de Micenas 37 En la ceramica aparece la figura humana en escenas representadas en bandas horizontales 40 Del arte griego propiamente dicho destaca la ceramica decorada con imagenes pictoricas generalmente alusivas a la mitologia griega pero tambien a escenas historicas o incluso de la vida diaria de la que hay dos variantes principales de figuras negras sobre fondo rojo y de figuras rojas sobre fondo negro 41 La primera surgio en Corinto en el siglo VII a C y como su nombre indica las escenas se pintaban en negro sobre el color original de la arcilla generalmente de un naranja rojizo La segunda se atribuye a un pintor conocido como pintor de Andocides alrededor del 530 a C y consiste en el metodo contrario pintar el fondo de negro y dejar la escena representada del color de la arcilla Menos usada fue la tecnica de fondo blanco aparecida en Atenas en el siglo VI a C en que a la arcilla se le aplicaba un engobe blanco que posteriormente se pintaba 42 Los griegos idearon numerosas tipologias de objetos ceramicos cada uno para una funcion concreta entre las que destacan alabastron anfora caliz cratera fuente hydria jarra kalathos kantharos kylix kyathos lekythos lutroforo patera plato psykter pyxis rython skyphos stamnos etc 42 La ceramica fue una de las principales realizaciones materiales de la cultura griega y su copiosa produccion hace que subsista en abundancia en la actualidad y este presente en la mayoria de museos europeos entre los que destacan las colecciones de Atenas y del Louvre 43 Su equiparacion con el resto de las artes le otorgo un prestigio que se denota en la firma en muchas ocasiones de la obra por parte del pintor algunos ejemplos son Amasis Durides Exequias Eufronio Midias Sofilos Aristofanes Nearco Onesimo Polignoto etc 44 Los griegos destacaron tambien en orfebreria vidrio y mosaico con innovaciones tecnicas como el camafeo aparecido en Alejandria en el siglo II a C o el vidrio soplado que surgio en la misma ciudad en el siglo I a C 45 En mobiliario se encuentran diversas tipologias como escabeles sillas de respaldo inclinado sin brazos klismos camas de tablas colocadas sobre caballetes o cajas ambivalentes que servian como contenedor de objetos o como asiento 46 En metal se empleo preferentemente el bronce con el que se elaboraban todo tipo de objetos desde cascos y escudos hasta muebles vasos espejos y estatuillas destaca la cratera de Vix c 525 a C Museo de Chatillon sur Seine de hojas de bronce batidas con decoracion de relieves a la cera perdida en el cuello 47 Mascara funeraria de Agamenon siglo XVI a C Museo Arqueologico Nacional de Atenas Cratera de Vix c 525 a C Museo de Chatillon sur Seine Hipnos y Tanatos lekythos de fondo blanco c 440 a C British Museum Anfora de oro de Panagyurishte siglo IV a C Museo Nacional de Historia Bulgaria La caza del ciervo mosaico de la casa del Rapto de Helena Pella Macedonia siglo IV a C Medallon de Eros 250 200 a C Museo del Louvre Paris Kline y mesa de la Illustrated History of Furniture from the Earliest to the Present Time Frederick Litchfield 1893 Roma Editar Mosaico de la Batalla de Isos c siglo I a C Museo Arqueologico Nacional de Napoles Articulo principal Arte de la Antigua Roma Con un claro precedente en el arte etrusco el arte romano recibio una gran influencia del arte griego Gracias a la expansion del Imperio romano el arte clasico grecorromano llego a casi todos los rincones de Europa norte de Africa y Proximo Oriente y sento la base evolutiva del futuro arte desarrollado en estas zonas 48 Entre las artes decorativas romanas destaca el mosaico elaborado generalmente en opus sectile opus vermiculatum u opus tessellatum entre los que destacan la Batalla de Isos en Napoles el Sacrificio de Ifigenia en Ampurias o Los musicos ambulantes de la villa de Ciceron en Pompeya firmado por Dioscorides de Samos 49 Tambien destaco la terra sigillata un tipo de ceramica roja decorada con estampacion o mediante relieves hechos a molde 50 Los romanos avanzaron notablemente en el arte lapidario como sus vasos realizados en agata sardonice y porfido asi como en la gliptica tanto en piedras grabadas como en camafeos con temas que van desde la mitologia y el retrato hasta la animalistica y las escenas de genero entre ellas cabe destacar el Gran Camafeo del tesoro de la Sainte Chapelle que representa la glorificacion de Germanico 51 Vasija de Portland siglo I British Museum Gemma Augustea c 10 30 d C camafeo de sardonice Museo de Historia del Arte de Viena En el seno de la arquitectura tuvo tambien gran importancia la pintura ornamental como se evidencio tras el hallazgo de los restos de Pompeya En las villas romanas la pintura asumio una nueva finalidad la modificacion de lo tectonico a traves del caracter ilusionista de la pintura tanto a traves de escenas figurativas como mediante la imitacion de otros materiales como el marmol recreado pictoricamente para tapar el uso edilicio de materiales pobres 52 Tambien fue corriente el uso del estuco una tecnica en la que se consiguio un alto grado de refinamiento en el modelado de figuras y enmarques como se percibe en la casa de Livia en La Farnesina y en la boveda del Coliseo 53 En el vidrio se generalizo la tecnica del soplado con variantes como el soplado en moldes y se obtuvo el vidrio transparente La decoracion se hacia con hilos de vidrio de diferentes colores Uno de los mejores exponentes es el vaso Portland siglo I con dos capas de cristal azul y blanco imitando un camafeo 54 La orfebreria destaco por su suntuosidad con gusto por los contrastes cromaticos en piezas de gran valor y pericia tecnica destinadas solo a las elites con gran poder adquisitivo 55 Un buen exponente es el busto de oro de Marco Aurelio hallado en Avenches Suiza del siglo II 56 El trabajo del metal tuvo su maxima expresion en los vasos de bronce a veces con incrustaciones de oro o plata un buen ejemplo es el vaso de Cornelia Chelidoni procedente de Pompeya en forma de sistula con asas de plata y tripode de monstruos alados Museo de Napoles 57 En mobiliario destaca el triclinium de origen etrusco lecho donde los romanos se recostaban a comer En epoca imperial se dieron muebles con decoracion helenistica de gran lujo con patas de marmol en forma de leones grifos esfinges y otros animales a menudo con adornos de bronce Los muebles mas usados eran sillas de respaldo inclinado cathedra escabeles de seccion redonda con patas de tijera sella y armarios con estantes interiores cerrados por dos batientes 46 En el textil destaco el uso de la seda importada de China que a menudo se decoraba con dibujos de hilos de oro aurum phrygium 58 Arte medieval Editar Mosaico de la Pastoral celeste primera mitad del siglo V Mausoleo de Gala Placidia Ravena Articulo principal Arte medieval La caida del Imperio romano de Occidente marco el inicio en Europa de la Edad Media etapa de cierta decadencia politica y social pues la fragmentacion del imperio en pequenos estados y la dominacion social de la nueva aristocracia militar supuso la feudalizacion de todos los territorios anteriormente administrados por la burocracia imperial Las nuevas culturas dominantes de origen germanico reinterpretaron el arte clasico mientras que la nueva religion el cristianismo impregno la mayor parte de la produccion artistica medieval 59 Arte paleocristiano Editar Catedra de Maximiano c 547 Museo Arzobispal de Ravena Articulo principal Arte paleocristiano Es el arte de los primeros tiempos del cristianismo surgido en el seno del Imperio romano primero en la clandestinidad y posteriormente de forma oficial tras la adopcion del cristianismo por el emperador Constantino I el ano 313 Se desarrollo notablemente el mosaico generalmente con temas biblicos y de los santos Unos primeros ejemplos destacables se dan en las basilicas de Santa Pudenciana y Santa Maria la Mayor en Roma tras los que destacan por su excelencia los de Ravena que influiran en el arte bizantino en el siglo V destaca el mosaico de la Pastoral celeste en el Mausoleo de Gala Placidia asi como las escenas evangelicas y las procesiones de santos de San Apolinar el Nuevo 60 Destaco igualmente la miniatura de la que se distinguen dos escuelas la helenistico alejandrina de formas clasicas y cuidada ambientacion Rollo de Josue Biblioteca Vaticana y la siria que otorga gran importancia a la figura humana generalmente sobre fondos purpureos Evangeliario de Rabula Florencia 61 Del resto de artes aplicadas destaco la eboraria cuya iconografia de origen helenistico alejandrino influyo en el arte carolingio uno de los mejores ejemplos es la catedra de Maximiano en Ravena asi como la lipsanoteca caja de reliquias de Brescia Otro exponente destacable son las ampollas con que los peregrinos traian agua del rio Jordan conservadas en la catedral de Monza con temas evangelicos de iconografia siria 62 El vidrio se dio especialmente en los vasos copas y calices a menudo destinados a la liturgia a veces con fondo de oro y grabados con escenas religiosas 63 El bronce fue empleado principalmente en lamparas como la de Florencia con forma de barco que simboliza la Iglesia del siglo IV 64 El tejido se desarrollo especialmente en el arte copto con telas de lana y trama de lino en punto gobelino 65 Arte bizantino Editar Justiniano y su sequito mosaico de San Vital de Ravena siglo VI Articulo principal Arte bizantino Pese a la caida del Imperio romano de Occidente en Oriente perduro conocido como Imperio bizantino hasta la conquista de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos Heredero del arte helenistico el arte bizantino recogio las principales tradiciones artisticas orientales de las que fue puerta de entrada en Europa donde el arte bizantino influyo en el arte prerromanico y romanico 66 El arte bizantino heredo del paleocristiano sus dos tradiciones musivarias la helenistica y la siria esta ultima caracterizada por la concepcion plana de las escenas y la idealizacion de las figuras es la que acabaria imponiendose Destacan los mosaicos de San Demetrio de Salonica los de Santa Sofia de Constantinopla Cristo Pantocrator del mosaico de la Deesis escena de El emperador Leon VI prosternado ante Cristo y los de San Vital de Ravena especialmente la escena de Cristo entrega la corona del triunfo a san Vital y las representaciones de Justiniano y Teodora con sus sequitos Los mosaicos de la Italia bizantina ejercieron una notable influencia en el arte medieval europeo especialmente los de la escuela veneciana San Marcos de Venecia Torcello y los de la siciliana Cefalu Monreale capilla palatina de Palermo 67 Del resto de artes aplicadas sobresalieron las textiles de inspiracion sasanida caracterizadas por las escenas enmarcadas en circulos y la orfebreria en la que destaca el empleo del oro en abundancia y del esmalte tabicado o alveolado con realizaciones como la Pala de oro de San Marcos de Venecia o el tesoro del Monte Athos 68 El mobiliario era mas lujoso que en Occidente con incrustaciones de oro plata y nacar y revestimientos con panos y cojines 46 Arte germanico Editar Corona de Hierro de la reina Teodolinda c 590 600 catedral de Monza realizada segun la tradicion con el hierro de uno de los clavos de la crucifixion de Cristo Articulo principal Arte germanico Los pueblos germanicos se asentaron en el antiguo Imperio romano de Occidente tras su caida en el ano 476 fecha en que se crearon numerosos reinos regidos por diversas tribus como los ostrogodos en Italia los visigodos en Espana o los francos en Francia cada uno con su propia cultura y diversidad de estilos artisticos 69 Las principales realizaciones de estos pueblos eran de arte mobiliar generalmente de caracter suntuoso fibulas armas espuelas broches de cinturon y con motivos ornamentales alejados del naturalismo por lo general formas geometricas y de entrelazo 70 Entre las obras realizadas por estos pueblos en el terreno de las artes aplicadas destacan las piezas de orfebreria en las que abunda la tecnica del esmalte en frio unos trozos de pasta fria que se introducian en celdillas otras tecnicas eran la decoracion por entalladura y cuna la taracea alveolar el burilado y cincelado la filigrana y el damasquinado 71 Merecen destacarse en este terreno el tesoro de Childerico Biblioteca Nacional de Paris y el tesoro de la reina Teodolinda catedral de Monza 72 Corona de Recesvinto del tesoro de Guarrazar Museo Arqueologico Nacional Madrid En la peninsula iberica el arte visigodo destaco en orfebreria sobre todo en fibulas coronas y cruces como los hallados en los tesoros de Guarrazar Museo Arqueologico Nacional y Torredonjimeno Museos Arqueologicos de Madrid Barcelona y Cordoba de influencia bizantina 73 Arte prerromanico Editar Articulo principal Arte prerromanico Altar de San Ambrosio de Milan c 850 de Vuolvinus Se denomina asi a los multiples estilos desarrollados en Europa desde la coronacion de Carlomagno ano 800 hasta alrededor del ano 1000 donde la aparicion del romanico supondra la divulgacion de un mismo estilo unitario a lo largo de todo el continente europeo Esta acepcion es simplemente una forma de englobar una serie de estilos independientes y con pocos o ningun factor comun con el unico aglutinante de ser predecesores de la internacionalizacion del romanico 59 Arte carolingio es el desarrollado en el Sacro Imperio Romano Germanico desde la coronacion de Carlomagno el ano 800 Se desarrollo notablemente la miniatura en la que se distinguen varias escuelas la palatina ligada a los scriptoria del emperador de figuras majestuosas y solemnes y abundante empleo de oro y plata Evangeliario de la Coronacion Viena Evangeliario de Godescalco Biblioteca Nacional de Paris la de Tours vinculada al miniaturista Alcuino de influencia irlandesa la de Reims de fuerte caracter expresivo que apunta ya al romanico Salterio de Utrecht Biblioteca de la Universidad de Utrecht Evangeliario de Ebo Biblioteca de Epernay y la de Saint Denis que recoge todos los avances de la miniatura carolingia 74 Tambien destaco la orfebreria con diversas tecnicas desde el esmalte en frio hasta la filigrana y el nielado con cierta influencia bizantina caliz de Tassilo Kremsmunster altar de San Ambrosio de Milan obra de Vuolvinus tapa del Evangeliario de Lindau The Morgan Library amp Museum relicario de Sainte Foy de Conques 75 Arte otoniano se denomina asi al desarrollado en el Sacro Imperio Romano Germanico durante el reinado de la dinastia otoniana siglos x xi La miniatura fue heredera de la carolingia especialmente de la escuela de Reims de nuevo con influencia bizantina Destacan los scriptoria de Corvey Echternach Treveris Hildesheim Salzburgo y especialmente Reichenau donde trabajo el miniaturista Liutardo Evangeliario de Oton III Biblioteca de Munich y donde se realizo el Codex Egberti Biblioteca de Treveris En orfebreria continuo la tradicion del esmalte con obras como el altar de Basilea Museo de Cluny la cruz de la abadesa Matilde Essen y la corona de Conrado II Viena Tambien cabe mencionar el manto de Enrique II Bamberg recamado en oro y seda y decorado con motivos religiosos y del zodiaco 76 La cruz de los Angeles arriba la cruz de la Victoria y la caja de las Agatas Camara Santa de Oviedo Arte celta desarrollado en las islas britanicas se desarrollo una escuela de miniatura de influencia carolingia con un principal centro de produccion en Winchester Pontifical de San Aethelwold British Museum En orfebreria merecen destacarse la llamada joya del rey Alfredo Ashmolean Museum Oxford y el estuche de la campana de san Patricio Museo de Dublin 77 Arte vikingo los pueblos de Escandinavia elaboraron principalmente arte mobiliar por lo general armas fibulas y cinturones de los que destacan las fibulas con largas agujas y las espadas con boton terminal y anillos en la empunadura decorados en damasquinado tabicado y filigrana 78 Arte asturiano con la invasion musulmana de la peninsula iberica 711 726 los cristianos se vieron reducidos a la region de Asturias El arte asturiano se dio en el siglo IX en tres etapas prerramirense ramirense y posramirense en funcion del reinado de Ramiro I 842 850 Sobresale igualmente la orfebreria donde se denota la influencia carolingia Algunos exponentes son la cruz de los Angeles Camara Santa de la Catedral de San Salvador de Oviedo donada en 808 por Alfonso II el Casto a la catedral ovetense con labores de filigrana camafeos y piedras engastadas la cruz de la Victoria Camara Santa de la Catedral de Oviedo donada por Alfonso III el Magno en 908 con piedras preciosas y placas de esmalte simbolo representativo del Principado de Asturias al figurar tanto en su bandera como en su escudo la caja de las Agatas Camara Santa de la Catedral de Oviedo donada en 910 por el infante Fruela de Asturias de planchas de oro recortadas en arquerias y laminas de agata y onice y la arqueta de San Genadio Museo de la Catedral de Astorga de plata dorada en repujado e incrustaciones de vidrio 79 Arte mozarabe se denomina mozarabes a los cristianos que vivian bajo la dominacion islamica y que al pasar de nuevo a territorio reconquistado por los cristianos practicaban un tipo de arte de gran influencia islamica Se desarrollo sobre todo en el siglo X principalmente al norte del Duero en el alto Ebro sur de Galicia Cantabria y Pirineos Cabe destacar en miniatura los beatos ilustraciones del Comentario al Apocalipsis del Beato de Liebana con ilustraciones expresivas y de caracter eminentemente fantastico Su iniciador fue el miniaturista Magio Beato Morgan The Morgan Library amp Museum Nueva York al que siguieron Emeterio Beato de Tabara Archivo Historico Nacional y la iluminadora Ende Beato de Gerona catedral de Gerona en colaboracion con Emeterio Otras obras de artes aplicadas son la cajita del obispo Ariano catedral de Oviedo la cruz de Santiago de Penalba Museo Arqueologico de Leon la campana del abad Sanson Museo de Cordoba el ara de plata de San Pedro de Roda Selva de Mar y el caliz de Santo Domingo de Silos 80 Arte romanico Editar Tapiz de la Creacion siglo XI Museo Catedralicio de la Catedral de Gerona Articulo principal Arte romanico El arte romanico representa el primer estilo de caracter internacional de la cultura europea occidental con una identidad plenamente consolidada tras el paso del latin a las lenguas vernaculas De caracter eminentemente religioso casi todo el arte romanico estaba dirigido a la exaltacion y divulgacion del cristianismo Surgido a mediados del siglo XI se desarrollo fundamentalmente durante el siglo XII a finales del cual empezo a coexistir con el incipiente gotico En el romanico culminaron los diversos estilos producidos por el prerromanico a la vez que se denota la influencia oriental del arte bizantino 81 En la miniatura predominaron dos escuelas la italiana de influencia bizantina realizada sobre todo en rollos de pergamino y la inglesa caracterizada por sus elaboradas iniciales y por sus imagenes expresionistas donde descuella la escuela de Winchester En Espana se percibe aun la influencia mozarabe aunque se van introduciendo los canones europeos en obras como la Biblia de San Pedro de Roda Biblioteca Nacional de Paris la Biblia de Ripoll Biblioteca Vaticana el Libro de los feudos Archivo Historico de la Ciudad de Barcelona y el Libro de los testamentos catedral de Oviedo 82 Dentro del marco arquitectonico tuvo una gran relevancia la escultura ornamental especialmente la de los timpanos de fachadas de iglesias y la de los capiteles de columnas decorados con motivos geometricos vegetales animales o monstruos o bien con escenas religiosas con una fuerte influencia oriental 83 El mosaico continuo utilizandose especialmente en pavimentos como el de la Ascension de Alejandro de la catedral de Orvieto 1163 1166 o los signos del zodiaco de la basilica de San Miniato al Monte Florencia 1207 84 En esta epoca sobresalio la orfebreria con empleo abundante de oro y piedras preciosas como en el Relicario de los Tres Reyes Magos catedral de Colonia obra de Nicolas de Verdun y el Caliz de dona Urraca San Isidoro de Leon Tambien destaco el esmalte con un importante centro productor en Limoges donde se desarrollo la tecnica del campeado con ejemplos como la lauda funeraria de Godofredo Plantagenet Museo de Tesse Le Mans o los frontales de Santo Domingo de Silos Museo Provincial de Burgos de la catedral de Orense y de San Miguel in Excelsis Huarte Araquil Tambien tuvieron relevancia las labores textiles especialmente los bordados como el Tapiz de Bayeux siglo XI con escenas de la conquista de Inglaterra por los normandos o el Tapiz de la Creacion de la catedral de Gerona siglo XI con escenas del Genesis 85 La vidrieria se desarrollo como cerramiento de vanos entre finales del e inicios del xii cuando fue objeto igualmente de soporte para la plasmacion de programas iconograficos relacionados con el cristianismo Uno de los primeros exponentes es la Cabeza de Cristo de la iglesia de San Pedro y San Pablo de Wissembourg Musee de l Œuvre Notre Dame Estrasburgo a la que siguieron los vitrales de las catedrales de Le Mans Poitiers Angers Bourges Chartres etc 86 En metalisteria predomino el uso del bronce como en las puertas de la iglesia de San Miguel de Hildesheim decoradas con escenas del Genesis y de la vida de Cristo 87 o de la catedral de Verona obra de Vigilelmus 88 Este material tambien se dio en lamparas cruces candelabros calices aguamaniles y pilas bautismales como la de la iglesia de San Bartolome de Lieja obra de Renier de Huy 89 El hierro se dio principalmente en las rejas para coros como los de la iglesia abacial de Sainte Foy de Conques la colegiata de San Isidoro de Leon o de las catedrales de Angers Durham Winchester Jaca y Palencia 90 En ebanisteria predomino la simplicidad y la severidad como correspondia a la religion preponderante el cristianismo que propugnaba la pobreza y la austeridad En los monasterios nacio el escritorio mesa con puertecillas y estantes con atriles y repisas para libros Proliferaron los arcones que servian para guardar ropa y a la vez como asiento Las camas ganaron en altura y se aislaron del suelo a menudo decoradas con baldaquinos con cortinas Las mesas mensae eran largas y apoyadas en tripodes Las sillas eran plegables con patas curvadas faldistorium 91 Caliz de dona Urraca siglo xi Colegiata de San Isidoro de Leon La Batalla de Hastings c 1066 1082 escena del tapiz de Bayeux Museo del Tapiz de Bayeux Bayeux Pila bautismal de la iglesia de San Bartolome de Lieja 1107 1108 obra de Renier de Huy Libro de los testamentos c 1118 catedral de Oviedo Relicario de los Tres Reyes Magos c 1180 1181 obra de Nicolas de Verdun catedral de Colonia Olifante de Saint Arnoul de Metz tallado en marfil del siglo XII del sur de ItaliaArte gotico Editar Custodia de la catedral de Toledo 1517 1524 de Enrique de Arfe Articulo principal Arte gotico El arte gotico nota 1 se desarrollo entre los siglos xii y xvi epoca de gran desarrollo economico y cultural El fin de la epoca feudal supuso el afianzamiento de los estados centralizados con mayor predominio de las ciudades sobre el campo al tiempo que un sector cada vez mayor de la sociedad tenia acceso a la cultura que dejo de ser patrimonio exclusivo de la Iglesia El auge de las universidades comporto un aumento de los estudios cientificos filosoficos y literarios y sento las bases de la cultura moderna Las artes decorativas tuvieron gran relevancia durante el gotico favorecidas por las nuevas clases urbanas de mercaderes y artesanos 93 La miniatura gotica se desarrollo especialmente en Francia con miniaturas caracterizadas por encuadramientos de corte arquitectonico influidas por las vidrieras de las catedrales con un rico cromatismo empleo abundante del oro y orlas de tipo vegetal Salterio de la reina Blanca de Castilla Biblioteca del Arsenal Paris 94 Se pusieron de moda los libros de horas decorados con gran suntuosidad como en las obras de Jean Pucelle o los hermanos Limbourg con escenas de gran realismo y minuciosidad que apuntan ya a la pintura renacentista 95 Una de las principales especialidades del gotico fue la vidriera que a su funcion iluminadora unio un aspecto simbolico de trascendencia divina La arquitectura gotica tuvo una gran evolucion desde el siglo XII gano altura gracias a nuevos disenos y a la introduccion de nuevos elementos arquitectonicos como el arco ojival y la boveda de cruceria junto al uso de contrafuertes y arbotantes para sustentar el peso del edificio lo que permitio la apertura de amplios ventanales que colmaron de luz el interior que gano en transparencia y luminosidad Esta luz fisica cobro igualmente una trascendencia metafisica dado el caracter simbolico de los templos cristianos para los teologos la iglesia era la ciudad de Dios la Nueva Jerusalen 96 Los amplios ventanales cubiertos de cristales de colores permitian matizar la luz que entraba por ellos creando fantasticos juegos de luces y colores fluctuantes en las distintas horas del dia que se reflejaban de forma armonica en el interior de los edificios Se realizaban sobre cristales engarzados en madera yeso oro o plomo los cuales se iban encajando con laminas de plomo Desde 1340 ya no se hicieron cristales de colores sino que se coloreaba sobre cristal blanco 97 Algunos exponentes fueron los vitrales de las catedrales de Chartres Reims Amiens o la Sainte Chapelle de Paris obra de Pierre de Montereau 98 La geometria 1200 1210 vitral del roseton del transepto norte de la Catedral de Laon En la orfebreria destacaron especialmente las custodias y los relicarios donde sobresale el nombre de Enrique de Arfe custodia de la catedral de Cordoba 1518 custodia procesional de la catedral de Toledo 1517 1524 Tambien continuaron con exito las obras en esmalte en particular las procedentes de Limoges con una variedad de esmalte traslucido sobre plata u oro surgida en el siglo XV Tablas alfonsies de la catedral de Sevilla Ajedrez de Carlomagno de Roncesvalles retablo de la catedral de Gerona 99 La ceramica destaco en Faenza y Manises y el vidrio en Venecia y Cataluna 99 La metalisteria se dio especialmente en servicios de mesa como platos bandejas y aguamaniles en los que destaco el taller de Dinant Belgica Tambien cabe citar como obra destacada las puertas de bronce del baptisterio de Florencia de Andrea Pisano 87 Se desarrollo notablemente la rejeria sobre todo en Espana con dos escuelas la catalana de un solo cuerpo con remates de motivos florales y la castellana de varios cuerpos con frisos y remates de placas recortadas como en las obras del toledano Juan Frances 100 Capa pluvial Butler Bowden c 1330 1350 bordado de opus anglicanum Victoria amp Albert Museum Londres A finales del siglo XII surgio en las regiones italianas del Lacio y Campania el llamado mosaico cosmatesco un tipo de taracea realizado con marmoles de colores pastas vitreas porfidos rojos serpentinas verdes y teselas doradas Algunas de las mejores obras en este campo fueron los claustros de San Lorenzo Extramuros San Juan de Letran Santa Maria in Aracoeli y Santa Maria in Cosmedin en Roma 101 Tambien se desarrollo notablemente el tapiz con dos principales talleres en Paris y Arras Una de las mejores producciones es el Tapiz del Apocalipsis castillo de Angers elaborado entre 1375 y 1379 por Nicolas Bataille a partir de un carton de Jean Bondol Desde finales del siglo XV descollaron los talleres flamencos como los de Bruselas Tournai Brujas Valenciennes Lille y Gante confeccionados con mayor riqueza cromatica y gran variedad de tematicas 102 El bordado alcanzo cotas de gran calidad en Inglaterra donde surgio una tecnica llamada opus anglicanum asi como en Florencia cuya tecnica es conocida como opus florentinum 103 En la ebanisteria gotica se puso de moda una decoracion inspirada en la arquitectura de las catedrales con ojivas rosetas y ventanillas polilobuladas Cabe destacar igualmente la riqueza decorativa desarrollada en las sillerias de los coros de catedrales y monasterios 104 El mueble mas usado fue el arcon que servia tanto de armario como de banco o mesa confeccionados generalmente en roble y armados con herrajes 105 De este periodo proceden los primeros grabados en Europa realizados con xilografia el primero conservado es el San Cristobal del Museo Germanico de Nuremberg de 1423 En la decada de 1430 aparecio la calcografia El grabado contribuyo a la popularizacion y abaratamiento del arte y permitio al artista un nuevo medio de expresion 106 Moises en el monte Sinai y Moises ante el faraon siglo XIII catedral de Colonia Puertas de bronce del baptisterio de Florencia 1329 de Andrea Pisano Tapiz del Apocalipsis 1375 1379 de Nicolas Bataille castillo de Angers Las muy ricas horas del duque de Berry Junio 1412 16 de los hermanos Limbourg Arcon nupcial florentino con la Batalla de Anghiari segunda mitad del siglo XV Museo Arqueologico Nacional Madrid Trofeo de vidrio veneciano c 1450 1500 Kunstgewerbemuseum Berlin Jarron de mayolica de Manises c 1465 92 British MuseumArte de la Edad Moderna Editar Salero de Francisco I de Francia 1539 1543 de Benvenuto Cellini Kunsthistorisches Museum Viena Articulo principal Arte de la Edad Moderna El arte de la Edad Moderna no confundir con arte moderno que se suele emplear como sinonimo de arte contemporaneo nota 2 se desarrollo entre los siglos xv y xviii La Edad Moderna supuso cambios radicales a nivel politico economico social y cultural la consolidacion de los estados centralizados supuso la instauracion del absolutismo los nuevos descubrimientos geograficos especialmente el continente americano abrieron una epoca de expansion territorial y comercial y supusieron el inicio del colonialismo la invencion de la imprenta conllevo una mayor difusion de la cultura que se abrio a todo tipo de publico la religion perdio la preponderancia que tenia en la epoca medieval a lo que coadyuvo el surgimiento del protestantismo a la vez el humanismo surgio como nueva tendencia cultural dando paso a una concepcion mas cientifica del hombre y del universo 108 Renacimiento Editar Articulo principal Renacimiento El Renacimiento fue un estilo surgido en Italia en el siglo XV Quattrocento que se expandio por el resto de Europa desde finales de ese siglo e inicios del siglo XVI Cinquecento Los artistas se inspiraron en el arte clasico grecorromano por lo que se hablo de renacimiento artistico tras el oscurantismo medieval Estilo inspirado en la naturaleza surgieron nuevos modelos de representacion como el uso de la perspectiva Sin renunciar a la tematica religiosa cobro mayor relevancia la representacion del ser humano y su entorno 108 La nef Burghley 1527 1528 de Pierre Le Flamand nautilus con montura de plata semidorada Victoria amp Albert Museum Londres En esta epoca el artista empezo a tener conciencia de si mismo como creador y a firmar sus obras fenomeno presente igualmente en las artes decorativas Surgieron diversas escuelas y talleres artesanales que darian nombre a sus realizaciones como en ceramica los talleres de Faenza Gubbio Urbino Delft Saint Porchaire Talavera o Manises 109 Por otro lado surgio una nueva conciencia de estudio investigacion y difusion de los oficios artisticos asi por ejemplo el orfebre Juan de Arfe publico los tratados Quilatador de oro y plata 1572 y De varia conmesuracion para esculptura y architectura 1587 110 Jacques Androuet du Cerceau publico en 1566 su Livre des grotesques donde exponia disenos para todo tipo de oficios artisticos 111 Igualmente Hans Vredeman de Vries publico varias colecciones de grabados con disenos de decoracion arquitectonica y mobiliario 112 De igual manera comenzo el estudio historico de las artes decorativas como en Relacion del descubrimiento y conquista de Nueva Espana de Bernal Diaz del Castillo 1568 donde relata los trabajos de orfebreria realizados por los aztecas 110 Cabe tambien destacar que muchos artifices de artes mayores realizaron obras de las consideradas decorativas muchos pintores hacen dibujos para grabados como Durero Tiziano o Gentile Bellini Benvenuto Cellini o Hans Holbein hacen disenos de orfebreria Rafael confecciona cartones para tapices 113 La dama y el unicornio tapiz flamenco de finales del siglo XV Museo Nacional de la Edad Media de Paris Las artes decorativas tuvieron un gran auge debido al gusto por el lujo de las nuevas clases adineradas La arquitectura tuvo un marcado componente ornamental por lo que se desarrollaron ampliamente la pintura y escultura aplicadas a la construccion En los edificios renacentistas abundaban las guirnaldas los grutescos los florones los candelieri los putti los bucraneos las cartelas los clipeos los motivos heraldicos y mitologicos y otros elementos ornamentales Tambien se desarrollo ampliamente la pintura en paredes y techos a menudo con efectos de perspectiva y trompe l œil 114 En Espana la arquitectura plateresca cuyo nombre deriva de la plateria puso una especial atencion en los elementos decorativos principalmente candelabros grutescos festones y columnas abalaustradas Un buen exponente son los relieves de marmol del trascoro de la catedral de Barcelona de Bartolome Ordonez 115 El estuco tuvo un nuevo renacer desde la epoca romana especialmente en el taller de Rafael donde fue magistralmente utilizado por uno de sus discipulos Giovanni da Udine Posteriormente fue tambien utilizado asiduamente en la escuela de Fontainebleau especialmente por Primaticcio 116 En Florencia surgio en el siglo XVI el llamado mosaico florentino un tipo de embutido de piedras duras colocadas sobre una placa mediante masilla o cola con una pulimentacion final que le otorgaba un brillo como de espejo las piedras mas utilizadas eran el cuarzo la calcedonia el granito el porfido el jaspe y el agata Esta tecnica estuvo de moda hasta el siglo XIX 117 La tapiceria destaco en Flandes con obras basadas en bocetos desarrollados por pintores como Quentin Metsys o Bernard van Orley En la tecnica de mille fleur milflores se realizo a finales del siglo XV el ciclo de La dama y el unicornio 118 Entre 1515 y 1519 se realizo para el papa Leon X la serie de tapices de Los Hechos de los Apostoles segun cartones de Rafael 119 En Espana destaco el bordado popular con varios centros de produccion los principales en la provincia de Toledo 120 El vidrio continuo con cotas de gran calidad en Venecia Murano decorado a veces con hilos de oro o con filamentos de vidrios de colores En Espana destaco en Andalucia y Cataluna La ceramica se elaboro en Italia con barnices vidriados consiguiendo tonos brillantes de gran efecto y rico cromatismo como la ceramica decorada alla madreperla de Deruta la de reflejos rojos de Gubbio la veneciana de color azul semejante a la porcelana o la de Urbino de color sobre fondo blanco con motivos frecuentemente rafaelescos En Francia Bernard Palissy creo una ceramica con relieves de motivos vegetales y animales 121 En Espana el italiano Francisco Niculoso introdujo la ceramica vidriada pintada retablo del oratorio del Alcazar de Sevilla de la que surgira un importante taller en Talavera de la Reina En Manises continuo la tradicion de ceramica de reflejos dorados al estilo morisco y destaco tambien la loza catalana 122 Jupiter y Leda c 1530 1540 de Guido Fontana mayolica del genero istoriato Metropolitan Museum of Art Nueva York La orfebreria fue cultivada por escultores como Lorenzo Ghiberti Andrea del Verrocchio o Benvenuto Cellini con piezas de gran virtuosismo y elevada calidad como el salero de Francisco I de Francia de Cellini de traza escultorica El esmalte pervivio en Limoges con la familia Penicaud autores de plaquetas esmaltadas que eran autenticos cuadros 123 En Espana la familia Arfe Antonio hijo de Enrique y su hijo Juan continuaron la confeccion de custodias ahora en estilo plateresco custodias de Santiago de Compostela y Medina de Rioseco de Antonio y de Avila Sevilla y Valladolid de Juan 122 Arcon con escenas del Nacimiento y la Epifania c 1525 1550 Museo del Diseno de Barcelona En metalisteria continuo el trabajo en bronce especialmente en puertas decoradas con relieves escultoricos como las segundas y terceras puertas del baptisterio de Florencia obra de Lorenzo Ghiberti o las puertas de los pies de la catedral de Pisa de Giambologna 87 La rejeria continuo en Espana con motivos platerescos como en la obra de fray Francisco de Salamanca reja del presbiterio de la catedral de Sevilla y Cristobal de Andino reja de la capilla del Condestable de la catedral de Burgos o puristas como la reja del presbiterio de la catedral de Toledo de Francisco de Villalpando 124 La ebanisteria incorporo materiales preciosos como el marfil y la madreperla apliques en hueso pinturas al temple con motivos heraldicos o alegoricos o relieves con panes dorados y plateados Buen ejemplo de ello eran los studioli las estancias que los grandes magnates renacentistas de vocacion humanista dedicaban al estudio y al coleccionismo como el del duque Federico de Urbino con paredes revestidas de grandes estanterias con trabajos de taracea realizado hacia 1450 por Baccio Pontelli segun un boceto de Botticelli Cabe remarcar que en esta epoca se introdujo el uso de bocetos para el diseno del mueble claro ejemplo del caracter a la vez intelectual y artistico de este trabajo Destacaron especialmente los disenos de Francesco Salviati Continuaron las mismas tipologias que en el periodo medieval camas mesas arcones armarios pero con una composicion basada en paneles y molduras y una decoracion de estilo clasico En el Cinquecento predomino el entallado con mesas y sillas en forma de X como la sella curulis romana 125 Se desarrollaron notablemente las artes graficas especialmente gracias a la invencion de la imprenta Aparecieron o se perfeccionaron la mayoria de las tecnicas de grabado calcografia aguafuerte aguatinta grabado al buril grabado a media tinta o grabado a punta seca linograbado xilografia etc En Italia se desarrollo el grabado en metal practicado especialmente por los orfebres florentinos durante los siglos xv y xvi mientras que en el Cinquecento se perfecciono el aguafuerte gracias a la obra del Parmigianino En Alemania destaco la obra de Durero especialista en la tecnica del buril aunque tambien realizo xilografias En Francia el grabado fue practicado por la escuela de Fontainebleau en la que destaco Jean Duvet famoso por su serie del Apocalipsis 1561 En Flandes surgieron notables grabadores en la ciudad de Amberes como los hermanos Wierix autores de estampas de excelente tecnica y detallismo aunque basadas en composiciones ajenas o Hieronymus Cock que reprodujo numerosas obras de Brueghel 126 Puerta del Paraiso del baptisterio de Florencia 1425 1452 de Lorenzo Ghiberti Caliz de plata sobredorada de Saint Jean du Doigt siglo XVI Melancolia I 1514 grabado de Alberto Durero Galeria Nacional de Arte de Karlsruhe Jarra de vidrio veneciano 1520 dorado y esmalte sobre vidrio soplado Museo del Louvre Paris Tapiz de La batalla de Pavia 1528 1531 de Bernard van Orley Museo de Capodimonte Napoles Ilustracion del Apocalipsis 1561 de Jean Duvet Jarra de loza vidriada de plomo con decoracion aplicada 1580 1600 de Bernard Palissy Victoria amp Albert Museum Londres Custodia de la catedral de Sevilla 1587 de Juan de ArfeBarroco Editar La fabula de Aracne Las hilanderas c 1657 de Diego Velazquez Museo del Prado Madrid La escena representa el trabajo de unas bordadoras de la fabrica de tapices de Santa Isabel de Madrid Articulo principal Barroco El Barroco nota 3 se desarrollo entre el siglo XVII y principios del xviii Fue una epoca de grandes disputas en el terreno politico y religioso en la que surgio una division entre los paises catolicos contrarreformistas donde se afianzo el estado absolutista y los paises protestantes de signo mas parlamentario El arte se volvio mas refinado y ornamentado con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas mas dinamicas y efectistas con gusto por lo sorprendente y anecdotico por las ilusiones opticas y los golpes de efecto 128 Tal como se inicio en el periodo anterior el artista fue cobrando una mayor relevancia como creador y se fue forjando la figura del artista polifacetico que intervenia en todos los aspectos de una obra Asi muchos arquitectos se ocuparon de la decoracion interior de sus edificios faceta realizada incluso por pintores como Velazquez o Charles Le Brun que dirigieron la decoracion de los palacios reales en sus respectivos paises 129 En la epoca del absolutismo y de la normativizacion de las artes a traves de las academias se produjo el fenomeno de la intervencion real en las manufacturas de muchas especialidades decorativas en Francia se crearon la Manufactura Real de Muebles de la Corona la Manufactura Real de Tapices de los Gobelinos y la Manufactura Nacional de Porcelana de Sevres en Espana la Real Fabrica de Cristales de La Granja la de porcelana del Buen Retiro la de tapices de Santa Barbara y el Real Laboratorio de Mosaicos y Piedras Duras del Buen Retiro en Dos Sicilias la Real Fabrica de Porcelanas de Capodimonte la Real Fabrica de Tapices de Napoles la Real Fabrica de Mayolicas de Caserta y el Real Laboratorio de Piedras Duras de Napoles y en Rusia la Fabrica Imperial de Porcelana de San Petersburgo 130 En general las artes decorativas barrocas destacan por su recargamiento suntuosidad y caracter pomposo con predominio de la linea curva frente a la recta gusto por los contrastes luminicos y los efectos ilusionistas un cierto caracter escenografico y de apariencia minuciosidad del detalle uso de materiales diversos y mixtificacion de tecnicas y un gusto por lo exotico que se pone de manifiesto en la importacion de productos del Lejano Oriente y posteriormente en su imitacion chinoiseries y japonesairies 131 En algunos paises surgieron variedades estilisticas concretas como los estilos Luis XIV y Regencia en Francia o los estilos jacobino Restauracion Guillermo y Maria y Reina Ana en Inglaterra La batalla de Zama 1688 1690 tapiz gobelino disenado por Giulio Romano Museo del Louvre Paris Las artes decorativas tuvieron una gran expansion en el siglo XVII debido principalmente al caracter decorativo y ornamental del arte barroco y al concepto de obra de arte total que se aplicaba a las grandes realizaciones arquitectonicas donde la decoracion de interiores tenia un papel protagonista como medio de plasmar la magnificencia de la monarquia o el esplendor de la Iglesia contrarreformista En Francia el lujoso proyecto del palacio de Versalles conllevo la creacion de la Manufacture Royale des Gobelins dirigida por el pintor del rey Charles Le Brun donde se manufacturaban todo tipo de objetos de decoracion principalmente mobiliario tapiceria y orfebreria La confeccion de tapices tuvo un significativo incremento en su produccion y se encamino a la imitacion de la pintura con la colaboracion en numerosos casos de pintores de renombre que elaboraban cartones para tapices como Simon Vouet el propio Le Brun o Rubens en Flandes pais que tambien fue un gran centro productor de tapiceria que exportaba a todo el continente como los magnificos tapices de Triunfos del Santo Sacramento confeccionados para las Descalzas Reales de Madrid 132 La orfebreria tambien alcanzo niveles de elevada produccion especialmente en plata y piedras preciosas En Italia surgio una nueva tecnica para revestir telas y objetos como altares o tableros de mesa con piedras semipreciosas como el onice el agata la cornalina o el lapislazuli En Francia como el resto de manufacturas fue objeto de proteccion real y fue tal la profusion de objetos de plata que en 1672 se promulgo una ley que limitaba la produccion de objetos de este metal La ceramica y el vidrio continuaron generalmente con las mismas tecnicas de elaboracion que en el periodo renacentista destacaron la ceramica blanca y azul de Delft Holanda y el vidrio pulido y tallado de Bohemia 133 El vidriero de Murano Nicola Mazzola fue artifice de un tipo de vidrio que imitaba la porcelana china Tambien continuo la elaboracion de vidrieras para iglesias como las de la iglesia parisina de Saint Eustache 1631 disenadas por Philippe de Champaigne 134 En metalisteria destacaron los trabajos de forja franceses especialmente rejas y barandillas decoradas con motivos como zarcillos roleos guirnaldas y flores de lis como en los palacios de Versalles Saint Cloud y Chantilly En bronce destacan el baldaquino de San Pedro y la catedra de San Pedro ambos de Gian Lorenzo Bernini Tambien se emplearon en decoracion escultorica el estano y el plomo 135 Disenos de mobiliario de Andre Charles Boulle En esta epoca destaco especialmente la ebanisteria que se caracterizo por las superficies onduladas concavas y convexas con volutas y diversos motivos como cartelas y conchas En Italia destacaron el armario toscano de dos cuerpos con decoracion de taracea de piedras duras el escritorio ligur de dos cuerpos con figuras talladas y superpuestas bambochos y el sillon entallado veneciano tronetto En Espana surgio el bargueno cofre rectangular con asas con numerosos cajones y compartimentos asi como el sillon llamado frailero o misional en Hispanoamerica A finales del siglo XVII se desarrollo en los Paises Bajos la tecnica del revestimiento finas planchas de madera empelechada que forman una taracea decorativa llamada marqueteria Esta tecnica se difundio gracias al aumento del comercio transoceanico que permitio la llegada de maderas exoticas como el amaranto la caoba el sicomoro etc La edad de oro de la ebanisteria se produjo en la Francia de los Luises donde se alcanzaron altos niveles de calidad y refinamiento sobre todo gracias a la obra de Andre Charles Boulle creador de una nueva tecnica de aplicacion de metales cobre estano sobre materiales organicos carey madreperla marfil o viceversa Entre las obras de Boulle destacan las dos comodas del Trianon en Versalles y el reloj de pendulo con el Carro de Apolo en Fontainebleau 136 Ademas de Boulle cabe citar como ebanistas de renombre a Charles Cressent Antoine Gaudreaux Pierre Migeon y Jean Francois Oeben 137 Las artes graficas tuvieron una gran difusion durante el Barroco continuando el auge que este sector tuvo durante el Renacimiento La rapida profusion de grabados a todo lo largo de Europa propicio la expansion de los estilos artisticos originados en los centros de mayor innovacion y produccion de la epoca Italia Francia Flandes y Paises Bajos decisivos por ejemplo en la evolucion de la pintura espanola Las tecnicas mas empleadas fueron el aguafuerte y el grabado a punta seca 138 En el siglo XVII los principales centros de produccion de grabados estaban en Roma Paris y Amberes En Italia fue practicado por Guido Reni con un dibujo claro y firme de corte clasicista y Claude Lorrain autor de aguafuertes de gran calidad En Francia destacaron Abraham Bosse autor de unos 1500 grabados generalmente escenas de genero Jacques Bellange autor de representaciones religiosas influido por Parmigianino y Jacques Callot formado en Florencia y especializado en figuras de mendigos y escenas de la novela picaresca y la commedia dell arte su serie de Grandes miserias de la guerra influyo en Goya 139 En Flandes Rubens fundo una escuela de burilistas para divulgar mas eficazmente su obra entre los que destaco Lucas Vorsterman I tambien Anton van Dyck cultivo el aguafuerte En Espana el grabado fue practicado principalmente por Jose de Ribera Francisco Ribalta y Francisco Herrera el Viejo 126 Uno de los artistas que mas empleo la tecnica del grabado fue Rembrandt que alcanzo cotas de gran maestria no solo en el dibujo sino tambien en la creacion de contrastes entre luces y sombras 138 Baldaquino de San Pedro 1623 1634 de Gian Lorenzo Bernini Basilica de San Pedro Ciudad del Vaticano Historia de Semiramis 1627 1638 tapiz flamenco de Abraham van Diepenbeeck Museos Capitolinos Roma La educacion de Luis IX 1631 vitral de la iglesia de Saint Eustache Paris Cristo curando a un enfermo 1648 1650 aguafuerte de Rembrandt Rijksmuseum Amsterdam Comoda Mazarino de Andre Charles Boulle palacio de Vaux le Vicomte Victoria de la Eucaristia sobre el Paganismo tapiz sobre un carton de Rubens monasterio de las Descalzas Reales Madrid Vista de varias de las vitrinas en las que se expone el Tesoro del Delfin Museo del Prado Madrid Reloj aleman de bronce y laton dorado Museo Nacional de Artes Decorativas MadridRococo Editar Gabinete de Porcelana del Palacio Real de Aranjuez de Giuseppe Gricci 1765 Articulo principal Rococo El rococo nota 4 se desarrollo en el siglo XVIII en convivencia a principios de siglo con el Barroco y a finales con el neoclasicismo y supuso la pervivencia de las principales manifestaciones artisticas del Barroco con un sentido mas enfatizado de la decoracion y el gusto ornamental que son llevados a un paroxismo de riqueza sofisticacion y elegancia El progresivo auge social de la burguesia y los adelantos cientificos asi como el ambiente cultural de la Ilustracion conllevaron el abandono de los temas religiosos a favor de nuevas tematicas y actitudes mas mundanas en las que destacaban el lujo y la ostentacion como nuevos factores de prestigio social 141 Algunos historiadores del arte como Fiske Kimball establecen la genesis del rococo en diversos decoradores franceses como Claude Audran III Pierre Lepautre y Gilles Marie Oppenordt 142 Estilisticamente en Francia se dieron los estilos Luis XV y Luis XVI En 1766 se fundo en Francia la Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs el primer centro de formacion en artes decorativas de renombre Las artes decorativas tuvieron especial relevancia ya que como se ha senalado el rococo fue un arte de aire burgues dedicado a la ostentacion y el lujo Uno de los recursos principales de ornamentacion fue la rocalla unos motivos que imitaban rocas caracolas u otros elementos naturales usados profusamente en arquitectura y jardineria Su caracter movil y asimetrico hizo que se adaptasen a todas las formas de arte por lo que se encuentran en casi todas las obras rococo 143 Se desarrollo notablemente el interiorismo con especial enfasis en el mobiliario los espejos las sedas los tapices y los objetos de porcelana Esta ultima tuvo una gran difusion sobre todo la de Meissen y la de Sevres con delicados motivos ornamentales preferentemente de estilo oriental Otros centros de produccion de relevancia fueron los de Viena Berlin Nymphenburg Chelsea Capodimonte y en Madrid la Real Fabrica del Buen Retiro En porcelana se fabricaron tambien pequenas tallas escultoricas con motivos galantes pastorales o de la Commedia dell arte 144 En Espana continuo la produccion de ceramica en Talavera Alcora y Manises donde se puso de moda un tipo de zocalo de azulejos con escenas de caza o paisajes 145 Pareja de bustos de porcelana de Alcora c 1750 de Julian Lopez Museo del Diseno de Barcelona El vidrio tuvo igualmente un gran auge con Venecia todavia al frente de la produccion asi como Bohemia donde se consiguio un vidrio transparente e incoloro que sustituyo al cristal de roca usado desde el Renacimiento En Espana se creo la Real Fabrica de Cristales de La Granja 1734 especializada en espejos lamparas y piezas de vajilla El tapiz tuvo un gran centro de produccion en Lyon donde se pusieron de moda los motivos orientales y exoticos chinescos indianos turquescos 146 En Espana adquirieron notoriedad los tapices de la Real Fabrica de Tapices de Santa Barbara creada en 1720 algunos de ellos disenados por Goya 147 La orfebreria tuvo igualmente un centro difusor en Francia donde se encuentra la obra de Juste Aurele Meissonnier que destaca por la profusion de la linea curva se conservan pocas obras suyas pero su labor es conocida gracias a los grabados realizados de sus disenos Otros orfebres de relevancia fueron Thomas Germain su hijo Francois Thomas Germain y Francois Joubert 148 En metalisteria destacan las rejas de hierro para la plaza Stanislas de Nancy obra de Jean Lamour 1750 1758 149 En ebanisteria el estilo Luis XV frances fue una etapa de transicion entre Barroco y rococo de caracter mas intimo y reservado con proliferacion de saloncitos y tocadores con mobiliario de lineas suaves y tamano mas reducido decorados con bronce y palisandro con motivos ornamentales de conchas palmetas y hojas de acanto y marqueterias de formas geometricas de color claro sobre fondo oscuro uno de sus mejores exponentes fue Jean Henri Riesener 150 En el Reino Unido destaco la obra de Thomas Chippendale quien dio origen al llamado estilo Chippendale segunda mitad del siglo XVIII caracterizado por el eclecticismo con mezcla de elementos goticos rococo palladianos y chinescos Era un mobiliario en maderas exoticas como la caoba adornadas con incrustaciones de otras maderas o con guarniciones de bronce dorado con motivos decorativos de diversa procedencia desde las ojivas y rosetones goticos hasta las mascaras y conchas rococo pasando por motivos chinescos como pagodas y aves Las sillas y sillones estaban revestidos de terciopelo o brocados en seda mientras que las camas eran con dosel y cabeceros esculpidos 151 En esta epoca aparecio la litografia nueva modalidad de grabado sobre piedra caliza inventada por Aloys Senefelder en 1796 Fue usada por pintores como Goya Gainsborough o Gericault 152 Continuo la calcografia a la que se dedico incluso el regente Felipe de Orleans quien ilustro en 1718 el libro Dafnis y Cloe Muchos de los libros de la epoca eran ilustrados por grabadores partiendo de disenos de pintores como las obras de Moliere ilustradas con dibujos de Francois Boucher y grabados de Laurent Cars 153 Cornucopia con espejo decorado Real Fabrica de Cristales de La Granja Jarra de ceramica de Talavera Museo del Diseno de Barcelona Escritorio Chippendale de madera pintada y dorada con motivos chinescos Candelabro de Juste Aurele Meissonnier 1745 Metropolitan Museum Nueva York Plato de porcelana de Vincennes 1749 1753 Museo de las Artes Decorativas de Paris Fuente de Anfitrite con rejeria de Jean Lamour 1750 1758 plaza Stanislas Nancy Bureau du Roi escritorio de Luis XV de Francia 1760 de Jean Francois Oeben y Jean Henri Riesener Vista de Bermeo c 1783 segun una pintura de Luis Paret Real Laboratorio de Mosaicos y Piedras Duras del Buen RetiroNeoclasicismo Editar Trono de Napoleon en el Senado frances 1804 Francois Honore Georges Jacob Desmalter exponente del estilo Imperio Articulo principal Neoclasicismo El auge de la burguesia tras la Revolucion francesa favorecio el resurgimiento de las formas clasicas mas puras y austeras en contraposicion a los excesos ornamentales del Barroco y rococo identificados con la aristocracia A este ambiente de valoracion del legado clasico grecorromano influyo el hallazgo arqueologico de Pompeya y Herculano junto a la difusion de un ideario de perfeccion de las formas clasicas efectuado por Johann Joachim Winckelmann quien postulo que en la antigua Grecia se dio la belleza perfecta lo que genero un mito sobre la perfeccion de la belleza clasica que aun condiciona la percepcion del arte hoy dia 154 En Francia se dieron los estilos Directorio e Imperio mientras que en el Reino Unido se desarrollo el estilo georgiano llamado asi por los reinados de Jorge I Jorge II y Jorge III seguido por el estilo Regencia Su equivalente en Estados Unidos fue el estilo federal Las artes decorativas vuelven a los temas clasicos laurel guirnaldas esfinges y al colorido austero muchas veces monocromo con volumenes compactos y formas sencillas 155 En el marco arquitectonico la escultura y pintura ornamentales estaban regidas por la sobriedad y la sencillez clasicas El propio Napoleon manifesto en una ocasion a sus artistas simplificad la ornamentacion es para el Emperador En 1785 Jean Baptiste Reveillon fundo una manufactura de papeles pintados que tuvo mucho exito y que permitio una decoracion parecida a la pictorica accesible para todos los bolsillos 156 Detalles de Derby House en Grosvenor Square un ejemplo de los disenos realizados por los hermanos Robert y James Adam En ceramica destaca la obra de Josiah Wedgwood que creo un tipo de loza de color crema que tuvo gran exito internacional realizo una vajilla de 452 piezas para la emperatriz Catalina II de Rusia tambien imito motivos de la tradicion grecorromana como la vasija de Portland de la que hizo varias copias Continuo tambien la porcelana de Sevres esta vez imitando temas antiguos 157 En vidrio la francesa Vidrieria Real de San Luis elaboro piezas de cristal potasa a imitacion de la cristaleria bohemia facon de Boheme mientras que en la propia Bohemia continuo con exito su produccion de cristaleria de gran calidad con un estilo mas sobrio que en la epoca rococo Tambien prospero el vidrio veneciano especialmente con unas opalinas blancas que imitaban la porcelana 158 La orfebreria evoluciono como el resto de las artes a formas mas austeras y tematicas de inspiracion clasica Destaco la obra de Robert Auguste su hijo Henri Auguste y Martin Guillaume Biennais quien fue proveedor oficial de Napoleon En 1742 Thomas Bolsover invento el chapado de cobre recubierto de plata lo que puso la plateria al alcance de las clases menos pudientes 159 En las artes del metal cabe destacar la reja del Palacio de Justicia de Paris 1783 1785 y la reja del coro de Notre Dame de Paris 1809 mientras que en el cobre destaca la obra de Pierre Gouthiere y Pierre Philippe Thomire fundidores doradores 160 La ebanisteria retorno a formas mas clasicas representada principalmente en el Reino Unido por Robert Adam George Hepplewhite y Thomas Sheraton El primero diseno interiores inspirados en la tradicion grecorromana con cierto aire arqueologico como en Syon House Middlesex 1762 y Home House Portman Square Londres 1777 Hepplewhite tiene un estilo mas ligero y elegante y Sheraton sigue el estilo Luis XVI con formas mas aridas y moderadas 161 En Francia con el llamado estilo Directorio 1795 1805 se volvio a un tipo de mueble mas sobrio con preponderancia de lo constructivo sobre lo decorativo y el uso de los colores puros de la madera frente a los tonos pastel del rococo El estilo Imperio se desarrollo en la Francia napoleonica de donde paso al resto de Europa sustituyendo la sobriedad por la ostentacion y el lujo con un estilo suntuoso con preferencia por temas exoticos y orientales preferentemente egipcios egyptiennerie debido a la campana napoleonica en Egipto 1798 1801 162 En el tapiz disenado cada vez mas a imitacion de la pintura se puso de moda el retrato asi como las escenas de historia preferentemente la antigua Tambien estuvieron de moda las telas estampadas a imitacion de las de India y Persia 163 En el grabado descollo la obra de Jean Michel Moreau quien ilustro las obras de Rousseau de 1774 a 1783 con dibujos tomados del natural que muestran la sociedad de su epoca con un estilo elegante y veraz Tambien cabe destacar la coleccion de grabados de la Descripcion de Egipto 1809 1828 realizada por diversos autores que acompanaron a Napoleon en su expedicion 164 Arte contemporaneo Editar Habitacion egipcia del libro Household Furniture amp Interior Decoration de Thomas Hope Londres 1807 En esta obra Hope acuno el termino decoracion de interiores dando inicio al interiorismo 165 Articulo principal Arte contemporaneo Entre finales del siglo XVIII y principios del xix se sentaron las bases de la sociedad contemporanea marcada en el terreno politico por el fin del absolutismo y la instauracion de gobiernos democraticos impulso iniciado con la Revolucion francesa y en lo economico por la Revolucion Industrial y el afianzamiento del capitalismo que tendria respuesta en el marxismo y la lucha de clases En el terreno del arte comienza una dinamica evolutiva de estilos que se suceden cronologicamente cada vez con mayor celeridad que culminara en el siglo XX con una atomizacion de estilos y corrientes que conviven y se contraponen se influyen y se enfrentan En esta epoca se inicia en el terreno de las artes decorativas el diseno moderno La nueva era industrial habia puesto al alcance de la poblacion multitud de objetos que antes eran manufacturados construidos en serie sin un especial interes en su ornamentacion En reaccion a ello movimientos como el Arts amp Crafts y el modernismo revalorizaron de nuevo el objeto como obra singular e iniciaron una nueva forma de elaboracion de los mismos basada en un diseno previo lo que les conferia pese a su posterior fabricacion industrial en muchos casos un nuevo valor de origen intelectual Uno de los factores que propiciaron la rapida difusion del diseno fue el gran aumento de los medios de comunicacion de masas junto a la celebracion de eventos especiales como las exposiciones universales Estos factores unidos al incremento de un numero cada vez mayor de publico capaz de adquirir obras de arte y artesania propicio un ambiente cada vez mas dinamico e interrelacionado que comporto un aspecto de popularizacion del gusto propiciando las corrientes de moda que tanta importancia tendrian en el siglo XX 166 Siglo XIX Editar Articulo principal Historia del Arte del siglo XIX Romanticismo Editar Salon estilo Biedermeier c 1825 de Leopold Zielcke Berlin Articulo principal Romanticismo El romanticismo fue un movimiento de profunda renovacion en todos los campos artisticos con una especial valoracion de la cultura popular lo exotico y el retorno a formas artisticas menospreciadas del pasado especialmente las medievales En Francia coincidio con el estilo Restauracion y el Luis Felipe en el Reino Unido con el primer victoriano en Alemania el Biedermeier y en Espana con el fernandino y primer isabelino Sillon de haya dorada estilo Restauracion c 1830 Museo del Louvre Paris En Francia el estilo Restauracion 1815 1830 sucedio al estilo Imperio con el que mantuvo una cierta linea de continuidad como se denota en la labor de muchos de sus artifices que pasaron de uno al otro como Pierre Francois Leonard Fontaine Francois Honore Georges Jacob Desmalter Jean Baptiste Claude Odiot y Felix Remond Su principal rasgo estilistico continuo siendo el clasicismo aunque de lineas mas pesadas y toscas como se denota en el mobiliario de Louis Edouard Lemarchand Los principales motivos ornamentales fueron cisnes liras flores y roleos de acanto de colores vivos y chillones En mobiliario se dio la variedad conocida como estilo Duquesa de Berry de maderas claras con incrustacion de arabescos de maderas oscuras 167 Le sucedio el estilo Luis Felipe 1830 1848 que heredo sus premisas pero con un aire mas pesado y ostentoso mas declaradamente burgues El mobiliario era de inspiracion gotica y renacentista y sus mejores exponentes siguieron siendo Jacob Desmalter y Lemarchand En plateria destacaron Jacques Henri Fauconnier y Francois Desire Froment Meurice 168 Se denomina estilo victoriano al arte realizado durante el reinado de Victoria I 1837 1901 aunque estilisticamente fue evolucionando del romanticismo al neogotico y Arts amp Crafts Durante este primer momento se mantuvieron en buena medida las premisas del estilo Regencia aunque con tendencia a una ornamentacion mas compleja y recargada con gusto por el brillo de vidrio o laton y en mobiliario predileccion por la curva y las superficies mullidas 169 En Alemania y Austria surgio el estilo Biedermeier 1820 1840 nota 5 inspirado en estilos anteriores como el gotico el Renacimiento el rococo el pompeyano y el Luis XVI 171 En mobiliario presento un diseno mas practico y comodo de lineas sencillas y hogarenas con predileccion por las maderas claras como la del cerezo y ornamentos sobrios como palmetas y columnillas Sus principales exponentes fueron Josef Danhauser Johann Nepomuk Geyer y Michael Thonet Se dio tambien en alfombras porcelanas vidrios y otros objetos 170 En Espana los estilos fernandino e isabelino coincidieron con los reinados de Fernando VII e Isabel II Se dieron sobre todo en mobiliario El primero recibio la influencia del Restauracion frances y el Regencia ingles aunque mas pesado y con mayor enfasis por la practicidad y gusto por las formas rectangulares 172 El segundo se inspiro en el Biedermeier con gusto por el lujo y la ostentacion aunque sin renunciar al confort y la funcionalidad En una segunda fase se inspiro mas en el victoriano ingles y el Segundo Imperio frances 173 Historicismo Editar Armario de roble tallado con escudos pintados y paneles y manijas de laton disenado por Augustus Welby Northmore Pugin 1850 Articulo principal Arquitectura historicista La arquitectura historicista se baso en el eclecticismo y en el revival de estilos anteriores reinterpretados segun conceptos modernos lo que produjo movimientos como el neorromanico el neogotico el neobarroco etc La inspiracion en estos estilos del pasado llevo a una mayor preocupacion por la exactitud historica por imitar a la maxima perfeccion todos los detalles del estilo replicado Para ello se acudio con asiduidad tanto a referencias bibliograficas como a exponentes museisticos de esos estilos En 1857 se fundo el Victoria amp Albert Museum de Londres con el objetivo de establecer los parametros fundamentales para definir las premisas fundamentales del diseno contemporaneo 174 Indiscret estilo Segundo Imperio Museo del Louvre Paris Una de las mayores fuentes de inspiracion fue el pasado medieval como se denota en la decoracion del castillo de Neuschwanstein promovido por el rey Luis II de Baviera 174 El neogotico surgio en Reino Unido ya a mediados del siglo XVIII pero se desarrollo especialmente en el xix con variedades locales como el estilo Troubadour y Segundo Imperio en Francia y el isabelino en Espana Se dio especialmente en el mobiliario pero tambien en otros detalles ornamentales aplicados a la arquitectura El mobiliario era de formas macizas y severas con una ornamentacion a base de arcos y formas polilobuladas con profusion de pinaculos y elementos verticales El neogotico influyo en el modernismo de finales de siglo especialmente en Cataluna 175 Uno de los mayores teoricos de este movimiento fue Eugene Emmanuel Viollet le Duc mientras que como disenador destaco el arquitecto Augustus Welby Northmore Pugin quien diseno muebles joyas y plateria basados estrictamente en precedentes medievales 175 Tambien cabe mencionar la obra de los ebanistas Ferdinand Barbedienne Louis Auguste Alfred Beurdeley y Luigi Frullini los orfebres Francois Desire Froment Meurice Charles Christofle Antoine Vechte y Carl Wagner y los vidrieros Antonio Salviati y Georges Bontemps 174 En Reino Unido hubo a mediados de siglo un revival del estilo Reina Ana que consistio en la elaboracion de reproducciones especialmente mobiliario y plateria de aquel periodo como se denota en las sillas y mesas de patas cabriole 176 Uno de sus maximos exponentes fue Edward William Godwin arquitecto y disenador vinculado al movimiento esteticista muy influido por el arte japones hasta el punto que diseno un tipo de mobiliario llamado anglo japones 177 Arts amp Crafts Editar Silla de Arthur Heygate Mackmurdo 1883 Museo de Arte del Condado de Los Angeles Articulo principal Arts amp Crafts En el ultimo tercio del siglo XIX tuvo especial relevancia el movimiento britanico Arts amp Crafts Artes y Oficios promovido por John Ruskin y William Morris Esta corriente defendia una revalorizacion del trabajo artesanal y propugnaba el retorno a las formas tradicionales de fabricacion estipulando que el arte debe ser tan util como bello 178 En 1857 Morris amueblo su propia casa Red House Bexley Heath Kent en un estilo austero primitivista remarcando el caracter practico y sencillo de las obras Tras los planteamientos de Ruskin y Morris Charles Robert Ashbee fue el principal organizador del movimiento En 1888 fundo la Guild and School of Handicraft en Toynbee Hall Londres donde diseno mobiliario plateria y metalisteria en un estilo cercano al modernismo 179 Otro propagandista del movimiento fue el pintor Walter Crane quien escribio que la raiz y base autentica de todo arte esta en la artesania y que habia que convertir a nuestros artistas en artesanos y a nuestros artesanos en artistas 180 En la orbita de Morris trabajo Arthur Heygate Mackmurdo fundador del taller Century Guild de decoracion de interiores donde elaboro muebles que destacaron por las lineas y angulos rectos como su famosa silla de 1881 181 En Estados Unidos este movimiento llamado alli American Craftsman estuvo representado por Gustav Stickley disenador de un tipo de mobiliario sencillo y funcional sin adornos que empezo a construir en serie con vistas a una mayor comercializacion de sus productos 182 En general estos artistas abandonaron el neogotico por un estilo mas sencillo ligero y elegante inspirado en parte en el estilo Reina Ana En la decada de 1890 se recibio la influencia modernista pero poco despues Philip Webb retorno a un estilo mas rustico y austero Hacia 1900 el movimiento se fue diluyendo principalmente por la contradiccion generada por el hecho de que su produccion artesanal encarecia el producto y solo podian vender a clientela selecta lo que chocaba con su ideario cercano al socialismo utopico mientras que para llegar a las masas habrian tenido que recurrir a la fabricacion seriada lo que contravenia su defensa de la artesania manual 180 Modernismo Editar Alegoria de la III Exposicion de Bellas Artes e Industrias Artisticas de Barcelona 1890 1903 de Antoni Rigalt vidrio emplomado con pintura de grisalla y esmalte Museo del Diseno de Barcelona Articulo principal Modernismo arte El modernismo fue un movimiento arquitectonico que surgio hacia 1880 en varios paises en funcion del cual recibio distintos nombres Art Nouveau en Francia Modern Style en Reino Unido Jugendstil en Alemania Sezession en Austria Liberty en Italia y modernismo en Espana pais en el que destaco el modernismo catalan Perduro hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial 183 Este estilo por su caracter ornamental supuso una gran revitalizacion de las artes decorativas con una nueva concepcion mas enfocada en el acto creador y en la equiparacion con el resto de artes plasticas hasta el punto de que sus artifices plantearon por primera vez la unidad de las artes El diseno modernista planteaba en general la revalorizacion de las propiedades intrinsecas de cada material con unas formas de tipo organicista inspiradas en la naturaleza 184 Se solian utilizar motivos ornamentales como flores hojas zarcillos tentaculares curvas sinuosas y figuras humanas preferentemente mujeres de aspecto delicuescente Se valoraba la asimetria la originalidad y el trabajo artesanal concepto este ultimo heredado del Arts amp Crafts Aunque teoricamente se oponia al historicismo se inspiraron en numerosos estilos del pasado especialmente el arte medieval el celta el oriental y el rococo Por otro lado algunos disenos de Hector Guimard apuntaban al arte abstracto mientras que Henry Van de Velde iniciado en el modernismo supone la transicion entre el modernismo y el diseno industrial 185 Un claro exponente de arquitecto preocupado por el interiorismo fue Antoni Gaudi que diseno muchos de los muebles para sus obras tanto civiles como religiosas casas Vicens Calvet Batllo y Mila del palacio Guell y de la torre Bellesguard mobiliario liturgico de la Sagrada Familia Tambien realizo disenos de forja como su famoso dragon de los pabellones Guell mientras que innovo en el terreno del mosaico con su tecnica del trencadis un tipo de aplacados de ceramica hecha con piezas de desecho que disponia en combinaciones originales y fantasiosas como su banco ondulante del parque Guell 186 Muebles del salon principal de la casa Calvet 1898 1900 de Antoni Gaudi Casa Museo Gaudi Otro arquitecto que diseno mobiliario para sus proyectos constructivos fue Victor Horta del que son caracteristicas las lamparas con forma de flor de tallo largo con corolas de petalos de vidrio o metal que influyeron poderosamente en otros creadores modernistas 187 Hector Guimard fue otro arquitecto referente del modernismo hasta el punto que algunos contemporaneos denominaron a este movimiento style Guimard Diseno muebles mamparas metalicas y paneles de lincrusta un revestimiento de paredes de linoleos 188 Fue el creador de la reja para las estaciones de metro de Paris que se convirtio en uno de los iconos visuales del art nouveau 189 Tambien influyo en este estilo el escoces Charles Rennie Mackintosh fundador de la llamada escuela de Glasgow quien en sus construcciones disenaba desde el mobiliario hasta la cuberteria con un estilo de fuerte influencia celta Otros miembros destacados de la escuela de Glasgow fueron Margaret MacDonald Frances MacDonald y Herbert McNair 190 Josef Hoffmann uno de los fundadores de la Secesion vienesa aposto por un estilo mas severo y funcional que apuntaba ya al diseno industrial diseno muebles vidrio joyas y metalisteria 191 Otro de los fundadores de la Secesion fue Joseph Maria Olbrich autor de muebles lamparas plateria y metalisteria de lineas fluidas y formas irregulares y redondeadas de tendencia abstracta 192 El angel de la Resurreccion 1904 vidriera de Louis Comfort Tiffany First Presbyterian Church Indianapolis Otros referentes procedieron de la pintura y la ilustracion como Alfons Mucha quien diseno vestuario joyas muebles y papeles pintados de estilo naturalista exuberante y estilizado 193 Koloman Moser uno de los fundadores con Josef Hoffmann de los talleres Wiener Werkstatte fue ilustrador de libros y disenador de joyas muebles vidrio ceramica plateria y tejidos de estilo clasicista 194 y Emile Victor Prouve escultor y disenador de muebles joyas y vidrio 195 En vidrio Emile Galle realizo piezas con incrustaciones de hojas de oro o plata placas de mica y fibras de asbesto inspiradas en la naturaleza Elaboro obras individuales y en serie especialmente servicios de mesa y tulipas para lamparas electricas 196 Louis Comfort Tiffany recibio la influencia de Galle desde la que innovo tecnica y estilisticamente como en su Favrile Glass una tecnica de vidrio soplado y posteriormente irisado por exposicion a humos de metal fundido Realizo vidrieras opalinas y vasos ligeros policromos 197 Rene Lalique elaboro obras mas sencillas lejos de las formas sinuosas de moda hasta entonces generalmente con una produccion seriada se centro sobre todo en vasos vajillas lamparas candelabros y especialmente frascos de perfume cuyo exito obligo a los perfumistas desde entonces a presentar sus productos en recipientes de diseno artistico 197 En orfebreria destaco Peter Carl Faberge creador de piezas de gran fantasia entre las cuales destacan sus huevos de Pascua que confeccionaba para la familia real rusa 198 Rene Lalique tambien orfebre ademas de vidriero elaboro piezas de formas ondulantes inspiradas en la naturaleza uno de sus motivos mas empleados fue el pavo real especialmente peines y broches de cinturon de oro plata piedras preciosas y semipreciosas con decoracion de esmalte 199 Georg Jensen destaco en plateria con un estilo de lineas sencillas y solidas con perfiles netos y gran sentido del equilibrio y con una caracteristica superficie recocida en un bano de acido sulfurico 200 En Espana destaco la obra de Lluis Masriera El mobiliario destaco por su diseno armonioso y proporcionado con predominio de las formas ondulantes Algunos de sus mejores exponentes fueron Arthur Liberty quien dio nombre al modernismo italiano Henry Van de Velde Gustave Serrurier Bovy Emile Galle Eugene Vallin Louis Majorelle Carlo Bugatti y Gaspar Homar 201 En ceramica destaco Auguste Delaherche autor de porcelana y jarrones de gres decorados con barnices 202 asi como Lluis Bru y Paco Durrio En tapiceria Hermann Obrist diseno bordados de formas vegetales que tuvieron gran exito especialmente el conocido como El latigo 203 Estufa ornamental alemana 1890 1900 Museo del Diseno de Barcelona Vaso con lirios y margaritas 1896 de Emile Galle Petit Palais Paris Biscuits Lefevre Utile 1896 litografia de Alfons Mucha Huevo de la Coronacion imperial 1897 de Peter Carl Faberge Museo Faberge San Petersburgo Tiara con forma de gallo 1897 1898 de Rene Lalique Fundacion Calouste Gulbenkian Lisboa Entrada a la estacion de metro Abbesses en Paris 1900 1913 de Hector Guimard Dragon de trencadis del parque Guell 1900 1903 de Antoni Gaudi Libelula 1902 colgante y broche de esmalte oro rubi opalo y diamante de Philippe Wolfers Colgante de oro y plata con esmalte y piedras preciosas de Lluis MasrieraSiglo XX Editar Poster de la Prima Esposizione Internazionale d Arte Decorativa Moderna Turin 1902 Articulo principal Arte del siglo XX En el siglo XX las artes decorativas tuvieron una rapida evolucion marcada por el uso de nuevos materiales y tecnologias mas avanzadas Con una clara apuesta por el diseno como base creadora en esta centuria se remarco el aspecto intelectual de estas creaciones frente a la mera realizacion material otorgada tradicionalmente a la artesania Sin embargo la produccion en serie de los objetos ornamentales llevo a afirmar a expertos como Gerald Gassiot Talabot que las artes decorativas han muerto circunstancia que situa en los anos 1930 con movimientos como la Bauhaus y los primeros disenos industriales 204 Un elemento coadyuvante seria el factor moda resultante del consumismo como motor de cambio y evolucion del nuevo diseno industrial que resultaria en el nuevo concepto del styling representado fundamentalmente por Raymond Loewy que incide en el aspecto comercial del producto 205 Tecnicas tradicionales Editar Silla roja y azul de Gerrit Thomas Rietveld 1923 Las artes decorativas tradicionales continuaron en mas o menos medida aunque a menudo relegadas al concepto de artesania frente al nuevo diseno industrial El mosaico tuvo un nuevo renacer en Italia gracias a la obra del escultor Gino Severini quien fundo un taller en Paris en 1951 que posteriormente se convertiria en la Escuela de Bellas Artes Gino Severini algunas de sus obras mas remarcables son los mosaicos de la iglesia de Tavannes en Suiza 1930 y los de la Universidad de Padua 1930 1950 206 En ceramica tambien se exploraron nuevas tecnicas y materiales Como en otros campos se vinculo con artistas de reconocido prestigio como Georges Rouault Raoul Dufy Pablo Picasso y Joan Miro Este ultimo en colaboracion con el ceramista Josep Llorens i Artigas realizo grandes murales ceramicos como los de la sede de la Unesco en Paris la Universidad de Harvard la Fundacion Maeght y el aeropuerto de Barcelona 207 Otro nombre destacado es Antoni Cumella autor tambien de murales y de vasijas de gres de gran calidad Cabe citar igualmente como ceramistas de renombre a Bernard Leach Michael Cardew y Shōji Hamada 208 La vidriera siguio dos vias la tradicional y la que utiliza nuevas tecnicas y materiales como el cemento armado en vez del emplomado y el plastico o el poliester en vez del vidrio Sus representaciones tambien varian de la tematica figurativa ligada a menudo a obras de artistas actuales o la abstraccion en la que se busca la combinacion de luces y colores Fueron figuras destacadas Jean Bazaine Nicolas Untersteller y Alfred Manessier 209 En cuanto a cristaleria perduro el vidrio de Murano Venecia asi como el de Bohemia que hizo un esfuerzo de renovacion a traves del vidrio tallado En Finlandia Tapio Wirkkala fabrico vidrios con burbujas y en Suecia se elaboro vidrio con decoracion grabada figurativa o abstracta En el Reino Unido se creo un tipo de vidrio con tallas en motivos geometricos 210 En la orfebreria el material mas utilizado fue el diamante asi como las piedras preciosas Las nuevas tendencias se decantaron por formas sobrias y geometricas depuradas de toda ornamentacion superficial aunque esta linea convivio con otra de formas mas barrocas Cabe citar a Edmond Henri Becker Niel Steenbergen Raymond Templier Georges Fouquet y Manuel Capdevila 211 El pintor surrealista Salvador Dali tambien diseno joyas como El ojo del tiempo 1949 de esmalte diamantes y rubies Los labios color rubi 1950 de rubies perlas y oro y El corazon real 1953 de oro rubies diamantes y esmeraldas 212 El mobiliario siguio un diseno mas funcional con utilizacion de nuevos materiales como el acero el aluminio y el plastico Algunos exponentes como la silla cantilever de Mart Stam el sillon de acero tubular de Marcel Breuer o la silla corola de plastico disenada por Eero Saarinen iniciaron el diseno industrial en mobiliario Un claro ejemplo del nuevo mobiliario de diseno innovador fue la famosa silla roja y azul de Gerrit Thomas Rietveld 1923 de formas geometricas y colores primarios La madera fue nuevamente revalorizada en los paises nordicos con artifices como Alvar Aalto Kaare Klint y Borge Mogensen asi como en Estados Unidos con Charles Eames 213 Salvador Dali tambien diseno algun mueble como el famoso Mae West Lips Sofa 1936 1937 un sofa de armazon de madera y tapizado de color rosa inspirado en los labios de la actriz Mae West 214 En hierro forjado destaco la obra de Raymond Subes quien introdujo la soldadura autogena y otras tecnicas modernas combinando en ocasiones distintos metales en una sola pieza como el hierro el bronce y el acero fue autor principalmente de apliques y rejas de gran sentido decorativo y perfeccion formal 189 La tapiceria se acerco notablemente a la pintura ya que muchas obras de pintores como Georges Rouault Pablo Picasso Georges Braque Raoul Dufy Henri Matisse Fernand Leger o Joan Miro fueron llevadas al telar En cambio Jean Lurcat renovo el tapiz y lo devolvio a su concepto inicial ligado a la arquitectura que es su marco original y alejado de la pintura Asi limito los colores a los basicos de la lana suprimio las orlas y elimino los efectos de perspectiva o volumen Sus obras se basan en su mundo interior con un gran componente onirico y poetico A lo largo del siglo se fueron incorporando a la tapiceria nuevos materiales como el nailon el lino y los hilos sinteticos Tambien se han realizado tapices sin tematica donde se remarca la textura y la forma con obras cercanas a la escultura como en las obras de Magdalena Abakanowicz Jagoda Buic y Josep Grau Garriga 215 El grabado fue practicado por numerosos pintores como Pierre Bonnard Maurice Denis Andre Derain Max Slevogt Henri Matisse Marc Chagall Vasili Kandinski Paul Klee Pablo Picasso Joan Miro Salvador Dali Willem de Kooning Jackson Pollock Andy Warhol Roy Lichtenstein Eduardo Chillida y Antoni Tapies Los metodos mas empleados fueron la xilografia la litografia y el aguafuerte y se desarrollaron nuevas tecnicas como el aguatinta al color y la serigrafia asi como la impresion offset 216 Art deco Editar Diseno de objetos de uso art deco Pal Bell de Maurice Ascalon Articulo principal Art deco En 1925 se celebro en Paris la Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes que supuso el punto de arranque del art deco nota 6 En realidad la exposicion de 1925 fue la oficializacion de un movimiento que se llevaba gestando hacia unos anos desde el fin de la Primera Guerra Mundial como estilo sucesor del modernismo en 1919 Louis Sue y Andre Mare crearon la Compagnie des Arts Francais caracterizada por un mobiliario de inspiracion tradicional pero exuberante decoracion como su sala de musica para el pabellon Un Musee d Art Contemporain de la exposicion de 1925 Este estilo que perduro hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial supuso una revolucion para el interiorismo y las artes graficas e industriales Se caracterizo por la predileccion por la linea curva y el floreado simetrico en artes graficas y las formas cuadradas y geometricas en mobiliario y decoracion interior Dirigido principalmente a un publico burgues destaco por la ostentacion y el lujo y se desarrollo notablemente en ilustracion publicitaria Erte y cartelismo Cassandre 218 Sin embargo el aspecto kitsch de muchas de sus producciones provoco que fuese denostado por las corrientes de vanguardia y no fue hasta los anos 1960 cuando fue revalorizado por movimientos como el pop art que busco inspiracion en algunas de sus obras 219 Uno de los terrenos donde mas florecio este estilo fue el mobiliario donde destaco Jacques Emile Ruhlmann decorador y disenador de muebles de gran sentido comercial siempre atento en captar lo ultimo en tendencias de moda Realizo piezas de aspecto chic formas sencillas y materiales costosos con predileccion por el ebano y embutidos de marfil 220 Otros exponentes fueron Pierre Chareau Paul Follot Andre Groult Eileen Gray Pierre Legrain Paul Iribe y Armand Albert Rateau 221 En orfebreria destacan algunas producciones del modernista Rene Lalique realizadas en esta epoca mientras que otro nombre destacable fue Jean Puiforcat que realizo piezas de plateria de gran calidad de aspecto austero pero lujoso 222 En metalisteria cabe citar a Jean Dunand autor de piezas de metal y laca con un diseno geometrico generalmente jarrones incrustados de oro plata esmalte u otros materiales 223 En vidrio Maurice Marinot realizo preferentemente cuencos y frascos de concepcion mas ornamental que practica con formas escultoricas de aspecto macizo con o sin color a veces esmaltados y en ocasiones con dibujos realizados al aguafuerte 224 Cuando este estilo languidecia ya en Europa florecio con exito en Estados Unidos entre finales de los anos 1920 y principios de los 1930 Su mejor representante fue el disenador Donald Deskey autor de la decoracion del Radio City Music Hall del Rockefeller Center de Nueva York 1930 1932 donde diseno desde el mobiliario y el papel pintado hasta los apliques de luz con utilizacion de nuevos materiales como la formica la baquelita el aluminio y el cromo 225 Bauhaus Editar La silla Wassily de acero cromado disenada por Marcel Breuer en 1925 Articulo principal Bauhaus Uno de los movimientos mas innovadores en el terreno del diseno fue la Escuela de la Bauhaus nota 7 que frente a la excesiva ornamentacion del art deco introdujo un concepto de diseno mas racional y funcional mas adaptado a las necesidades reales de la gente Esta escuela pretendia romper las barreras entre arte y artesania con una clara apuesta por la produccion industrial Nacio en 1919 cuando el arquitecto Walter Gropius asumio la direccion de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar que rebautizo como Das Staatliche Bauhaus Weimar Su objetivo era la obra de arte colectiva el Edificio dentro de la cual no haya barreras que separen las artes estructurales de las artes decorativas 227 Los estudiantes de la escuela aprendian teorias de la forma y del diseno asi como talleres de piedra madera metal barro vidrio tejido y pintura Gropius rechazaba la produccion industrial con una postura cercana al movimiento Arts amp Crafts y defendia el trabajo cooperativo asi como la responsabilidad social del disenador La Bauhaus se traslado a Dessau en 1925 y a Berlin en 1932 A Gropius sucedio en la direccion Hannes Meyer en 1928 y a este Ludwig Mies van der Rohe en 1930 La escuela fue cerrada por los nazis en 1933 227 Su diseno se basaba en la simplicidad la abstraccion geometrica y el uso de colores primarios y de nuevas tecnologias como se hizo patente en el mobiliario de acero tubular creado por Marcel Breuer la silla Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe los muebles de conglomerado de Alvar Aalto o las lamparas disenadas por Marianne Brandt En esta escuela destacaron creadores como Laszlo Moholy Nagy Oskar Schlemmer Johannes Itten Paul Klee Josef Albers Vasili Kandinski Lilly Reich Gerhard Marcks o Wilhelm Wagenfeld 228 Diseno industrial Editar Sillon Eames Lounge de Charles y Ray Eames 1955 Articulo principal Diseno industrial En el siglo XX el diseno industrial llevo al interiorismo a la via de la creacion intelectual y el diseno funcional con un progresivo aumento de la experimentacion con nuevos materiales plastico fibra de vidrio y una mayor atencion a las necesidades de mercado 229 Aunque no hay una definicion unanimemente aceptada por lo general se considera el diseno industrial como el diseno de productos concebidos para ser fabricados en serie mediante procesos mecanicos cadenas de montaje De forma intrinseca un diseno industrial debe ser planificado en su totalidad antes de entrar en el proceso de fabricacion sin posteriores manipulaciones 230 La base del diseno industrial se encuentra en el funcionalismo teoria que argumenta que un objeto que cumple su funcion y esta elaborado con economia de materiales es intrinsecamente bello Ello excluiria la estetica en el diseno de objetos aunque tal extremo rara vez se lleva a la practica en su totalidad Uno de los precedentes de esta teoria fue el arquitecto Louis Sullivan quien afirmaba que la forma se sigue de la funcion asi como Otto Wagner quien estipulo que nada que no sea practico puede ser hermoso 231 En Alemania arquitectos y disenadores como Peter Behrens Richard Riemerschmid y Bruno Paul y talleres y asociaciones como Deutsche Werkstatten y Deutscher Werkbund sentaron las bases del diseno industrial en una primera fase Tomo el relevo la Bauhaus donde el diseno industrial paso al ambito academico y sus postulados fueron igualmente adoptados por la arquitectura racionalista o Estilo Internacional Tras la clausura de la Bauhaus por los nazis en 1933 la mayoria de sus componentes se traslado a Reino Unido o Estados Unidos paises que recogieron el testigo del diseno industrial Tras la Segunda Guerra Mundial los ideales de la Bauhaus fueron retomados en Alemania por Max Bill fundador de la Hochschule fur Gestaltung en Ulm 1951 232 Reloj de cocina disenado por Max Bill en la Hochschule fur Gestaltung En el Reino Unido el diseno tenia su precedente en los talleres de Arts amp Crafts En 1915 se fundo la Design and Industries Association con el objetivo de fomentar el diseno y en 1930 se creo la Society of Industrial Artists para agrupar a los profesionales del sector 233 En Francia el pionero fue el arquitecto Le Corbusier quien proclamo la absoluta autonomia expresiva de los objetos producidos industrialmente y senalo como aspectos basicos del nuevo diseno la pureza de lineas la funcionalidad de los materiales y la luminosidad de las superficies 234 Tambien cabe citar a Charlotte Perriand colaboradora de Le Corbusier y una de las impulsoras de la arquitectura interior moderna En la Union Sovietica en 1920 se fundo el Vjutemas Talleres de Ensenanza Superior del Arte y de la Tecnica una escuela de formacion artistica e industrial de corte multidisciplinar mientras que en 1962 se creo el VNIITE Instituto Cientifico y de Investigacion de Estetica Tecnica para la ensenanza del arte aplicado a la industria 235 En Estados Unidos el pionero fue el arquitecto Frank Lloyd Wright hasta la eclosion del diseno en los anos 1930 con figuras como Henry Dreyfuss Raymond Loewy y Walter Dorwin Teague En esa decada se establecieron tambien algunos maestros de la Bauhaus como Ludwig Mies van der Rohe Walter Gropius y Laszlo Moholy Nagy quienes ensenaron a una nueva generacion de disenadores Posteriormente destacaron Charles Eames George Nelson y Harry Bertoia En 1944 se fundo la Society of Industrial Designers en 1948 la National Association of Schools of Design y en 1957 la Industrial Design Educational Association 233 Posteriormente en Europa el diseno industrial tuvo dos corrientes principales la escandinava y la italiana La primera representada por Arne Jacobsen Alvar Aalto Eero Saarinen y Poul Kjaerholm tenia sus raices en el arte popular y se basaba en la naturalidad y sencillez de las formas como premisa fundamental del diseno asi como en la utilizacion de materiales naturales aunque sin desdenar el acero que empleaban con asiduidad Los principales campos tratados por el diseno escandinavo fueron el mobiliario la ceramica la orfebreria y el vidrio Por su parte el diseno italiano era mas audaz y extravagante con predileccion por el colorido vivo uso de materiales artificiales como la resina el plastico y el conglomerado asi como el acero y materiales mas nobles como el marmol y con una libertad creativa que iba desde la austeridad de Ettore Sottsass pasando por el racionalismo de Joe Colombo hasta el refinamiento de Gae Aulenti 236 En Espana el principal centro del diseno industrial fue Barcelona donde en 1903 se fundo el FAD Fomento de las Artes Decorativas una asociacion de decoradores y artesanos que en 1959 impulso una escuela y al ano siguiente el ADIFAD Agrupacion de Diseno Industrial del FAD que posteriormente creo sucursales en Madrid y Valencia En los anos 1930 el GATCPAC Grupo de Artistas y Tecnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporanea cuyo principal exponente fue Josep Lluis Sert tambien se interno en el diseno de estilo funcionalista En 1973 se fundo la Fundacion Barcelona Centro de Diseno BCD mas vinculada a la politica industrial del estado En 1977 se fundo la Asociacion de Disenadores Profesionales 237 Sillon de Le Corbusier Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand 1928 Silla Paimio de Alvar Aalto 1929 1933 Silla Utero 1947 1948 de Eero Saarinen Museo Brooklyn Sillon 1940 de Frank Lloyd Wright Nelson Atkins Museum of Art Kansas City Misuri Coconut Chair 1958 de George Nelson Brooklyn Museum Nueva York 12 Triennale de Milan 1960 muebles para interiores disenados por Ettore Sottsass Silla de hamaca PK24 1965 de Poul KjaerholmNuevas tendencias Editar Silla disenada por Verner Panton 1960 Desde la Segunda Guerra Mundial las artes decorativas tradicionales y el diseno industrial han convivido con nuevas corrientes de la vanguardia artistica que ocasionalmente han hecho incursiones en el campo del diseno Uno de los estilos artisticos que se internaron en este terreno fue el pop art surgido en Reino Unido y Estados Unidos en torno a 1955 como movimiento de rechazo al expresionismo abstracto con un marcado componente de inspiracion popular publicidad fotografia comic medios de comunicacion de masas Aunque su principal via de expresion fue la pintura tambien destacaron en artes graficas como las famosas serigrafias de Andy Warhol y en diseno con cierta influencia del Arts amp Crafts y el art deco Asi por ejemplo destaca el mobiliario disenado por Verner Panton o el del equipo italiano formado por Jonathan de Pas Donato d Urbino y Paolo Lomazzi creadores de la silla inflable Blow 1967 y el Sofa de Joe 1971 con forma de guante de beisbol inspirado en el jugador Joe DiMaggio 238 Mesita de Isamu Noguchi 1947 49 Milwaukee Art Museum Otro movimiento interesado por el diseno fue el arte abstracto organico que se caracteriza por la utilizacion de formas redondeadas inspiradas en la naturaleza En realidad no fue una escuela o estilo sino una tendencia presente en artistas de distinto signo remontable incluso a la obra de Vasili Kandinski o Constantin Brancuși pero que se suele aplicar a varios artistas de los anos 1940 y 1950 Uno de sus principales representantes fue Isamu Noguchi autor de muebles lamparas y otros objetos elaborados con una concepcion escultorica como su famosa mesa de cafe con base madera y tablero de cristal 1947 239 Sofa Superonda 1967 de Archizoom Indianapolis Museum of Art Entre las decadas de 1950 y 1960 se dio el Italia el estilo llamado Neoliberty en alusion al modernismo italiano llamado Liberty en ese pais inspirado tanto en ese precedente como en el pop art con predominio de las lineas curvas representado por Gae Aulenti Franco Albini Vittorio Gregotti y Carlo Mollino 240 Tambien en esas fechas se dio en Italia el llamado techno chic un estilo lujoso y brillante aplicado sobre todo al mobiliario y la iluminacion con empleo de materiales como el cuero el cromo y el plastico 241 Entre los anos 1960 y 1970 hubo una tendencia en la arquitectura y el diseno conocida como antidiseno tambien contradiseno o diseno radical representada por el estudio britanico Archigram y los italianos Archizoom y Superstudio Influidos por el pop art y el kitsch y con un antecedente en el art deco rechazaban los principios del Estilo Internacional y el diseno estetico por encima del funcional asi como la injerencia politica o economica en el diseno Una de sus mejores realizaciones fue la silla Mies de Archizoom 1969 242 Desde 1975 predomino el arte posmoderno llamado asi por oposicion al arte moderno ya que se asume el fracaso de los movimientos de vanguardia como el fracaso del proyecto moderno Este movimiento supone el retorno a las formas y estilos tradicionales del arte que sin embargo son reinterpretados y mezclados de forma libre y arbitraria Se rechazan los postulados racionalistas derivados de la Bauhaus y se experimenta de nuevo con las texturas y los colores asi como se adoptan motivos ornamentales del pasado una tendencia conocida igualmente como adhocismo Destacaron disenadores como Ettore Sottsass Alessandro Mendini Michele de Lucchi y Philippe Starck asi como en las artes graficas Wolfgang Weingart Neville Brody y Javier Mariscal 243 Siglo XXI Editar Silla Clover 2006 de Ron Arad Indianapolis Museum of Art El nuevo milenio se inicio con un hilo de continuidad con la centuria anterior tanto en la pervivencia de las tecnicas tradicionales cada vez mas relegadas a la consideracion de artesania como en la evolucion del diseno industrial Estilisticamente al inicio del siglo continuo predominando el arte posmoderno aunque tambien se noto la influencia de movimientos arquitectonicos como el high tech y el deconstructivismo Un fenomeno social de la transicion de siglo fue el nuevo concepto de mobiliario automontable y venta de productos de diseno por catalogo o en grandes almacenes que tuvo su paradigma en la empresa sueca Ikea fundada en 1943 por Ingvar Kamprad En general la tendencia del nuevo milenio ha sido la del eclecticismo la mezcla de estilos asi como la busqueda de la sencillez y el confort En el interiorismo se denoto asimismo una mayor preocupacion por la sostenibilidad medioambiental y un gran auge del uso de nuevas tecnologias Entre los disenadores mas destacados de la transicion de siglo cabe citar a Ron Arad cercano al deconstructivismo quien elabora obras de materiales reciclados con una apariencia escultorica y Andree Putman disenadora de estilo eclectico que mezcla elementos rococo high tech y posmodernos 244 Arte no occidental EditarAfrica Editar Articulo principal Arte africano Cabeza moldeada en bronce siglo XII obra del pueblo yoruba Ife Nigeria El arte africano ha tenido siempre un marcado caracter magico religioso destinado mas a ritos y ceremonias de las diversas creencias animistas y politeistas africanas que no a fines esteticos aunque tambien hay producciones de signo ornamental La mayoria de producciones en el terreno de las artes decorativas se han dado en ceramica joyeria y tejidos asi como objetos de metalurgia 245 En la region sudanesa desde la sabana de la costa hasta el Chad destacan las urnas funerarias vasos de terracota y joyas de bronce pendientes pectorales brazaletes y anillos El arte de la madera fue practicado por los dogon de Mali los bobo de Burkina Faso y los senufo especialmente unos taburetes con patas con forma de figuras humanas 246 En la region guineana Costa de Marfil Ghana Benin Nigeria y Camerun se han producido interesantes obras de ceramica especialmente en Benin con vasijas modeladas a mano y cocidas de forma precaria por lo que son muy fragiles de color rojo o blanqueadas con cal y decoracion lineal Tambien destaca en esta region la orfebreria especialmente en las tribus ashanti como la mascara funeraria del rey Kofi Kalkali 1870 Coleccion Wallace Londres de oro fundido a la cera perdida de 1 5 kg de peso o un anillo con la figura en bulto redondo de un leon conservado en el British Museum Otros objetos eran pendientes anillos cascos collares brazaletes platos vasos etc Tambien elaboraban objetos de hierro cobre bronce y laton En cuanto a la madera fue practicada en todo tipo de objetos y mobiliario especialmente los tronos y asientos rituales de Camerun y Benin como el trono del rey Glele de Dahomey Musee de l Homme Paris Otras artes practicadas en la region fueron la eboraria el tejido y la cesteria 247 En el area congolena Republica Centroafricana Congo Republica Democratica del Congo y Angola se practico la metalisteria en la que destacan los jarros mangbetu Congo central de forma globular y cuello en forma de cabeza humana femenina Destaco tambien el trabajo de la madera presente en mascaras tambores cabeceras asientos copas peines cofres cubiletes y otros objetos En el tejido Kuba destaca el llamado terciopelo de Kasai practicado por los bakuba elaborado con palma y decorado con cuadrados rombos y triangulos En cesteria son remarcables las canastillas para platanos de los bakwele del Congo 248 Oceania Editar Hei tiki de Nueva Zelanda Articulo principal Arte de Oceania El arte oceanico esta marcado por la multiplicidad de territorios insulares que jalonan el oceano Pacifico donde destacan las islas de Australia y Nueva Zelanda asi como tres principales areas de islas y archipielagos Polinesia Melanesia y Micronesia La primera cultura desarrollada en la zona fue la lapita 1500 500 a C originada en Nueva Caledonia y extendida por Nueva Guinea y Polinesia occidental islas Salomon Vanuatu Fiyi Tonga y Samoa principalmente Se caracteriza por su ceramica decorada con motivos dentados hechos con peines o puas asi como objetos de obsidiana y conchas Entre el 500 a C y el 500 d C continuo la colonizacion hacia Micronesia Melanesia y Polinesia oriental islas Sociedad Marquesas isla de Pascua Hawai aunque en estas primeras fases no se han hallado numerosos vestigios excepto algunos utensilios y abalorios principalmente de conchas 249 Con posterioridad cada area regional desarrollo distintas formas de arte en Nueva Guinea se producia un tipo de ceramica decorada con espirales incisas asi como muebles de madera mosaicos de plumas de ave cajas de bambu y calabazas pirograbadas en las islas Salomon se han encontrado pendientes de concha con incrustaciones de nacar maderas talladas usadas como adorno en piraguas y vasos de madera con dibujos grabados en Nueva Zelanda era caracteristico en los objetos ornamentales el uso de espirales y el horror vacui encontrados en maderas talladas usadas en piraguas cajas y bajorrelieves de las casas asi como los pendientes de jade llamados hei tiki en las islas Samoa destaca la produccion de tejidos de corteza vegetal tapa decorados con dibujos generalmente losanges o ajedrezados en las islas Hawai se confeccionaban cuencos y platos de madera sostenidos por cariatides asi como vestidos y cascos adornados con plumas como el manto del rey Kamehameha de 3 50 m de largo por 2 50 m de ancho 250 En sus viajes por el oceano Pacifico 1768 1780 James Cook reunio una serie de obras de arte que incluian tejidos esculturas joyas muebles armas herramientas instrumentos musicales y otros productos manufacturados 251 Arte precolombino Editar Articulo principal Arte precolombino Ceramica escultorica con motivos eroticos de la cultura moche Museo Larco Herrera Lima Peru Se denomina arte precolombino al producido en el continente americano antes del descubrimiento de America por Cristobal Colon en 1492 Aqui florecieron a lo largo del tiempo diversas culturas entre las que destacan los mayas y aztecas en Mexico y los incas en Peru Estos pueblos trabajaron la piedra con finalidad ornamental como se denota en el templo tolteca de Coatepantli decorado con un friso de serpientes devorando hombres o el templo mixteca de Mitla con decoracion de relieve en forma de grecas tambien son remarcables los altorrelieves de Uxmal y Chichen Itza Estas culturas tambien trabajaron piedras preciosas y semipreciosas como turquesa jade onice agata jaspe serpentina y cristal de roca asi como nacar coral y obsidiana 252 Colgante tairona de tumbaga aleacion de oro y cobre Museo del Oro Bogota Una de sus principales manifestaciones fue la ceramica realizada sin torno en modelado o vaciado Presenta diversas morfologias una de las mas tipicas la de tripode con decoracion por incision con punzon mediante estampado con bloques de piedra o terracota grabados pintada o bien mediante alveolado o ahuecado En Mexico se han hallado urnas funerarias y vasos con cabeza de forma caricaturizada entre los toltecas vasos mixtecas vasos y tripodes mayas o las mascaras de terracota totonacas Pero las mejores realizaciones son del Peru con unos primeros exponentes en la cultura de Chavin en la de los mochicas los chimus y en Nazca hasta desembocar en los mayas entre los que destacan las anforas puntiagudas con dos asas con decoracion pintada de tipo geometrico 253 La orfebreria tuvo gran relevancia en las culturas precolombinas especialmente en Peru donde esta constatado el trabajo del oro desde el siglo IX a C y la plata desde el siglo V a C 254 Dominaban diversos procedimientos como el repujado el batido en frio el cincelado el ahuecado el recocido el estampado sobre alma de madera y la soldadura En Mexico destaca el tesoro hallado en la tumba 7 de Monte Alban donde se hallo un pectoral de oro que representa al dios de los muertos Mictlantecuhtli junto a un conjunto de unas quinientas piezas de oro En Colombia donde se halla una buena muestra en el Museo del Oro de Bogota florecio notablemente la orfebreria donde destacan los pectorales antropomorfos de la cultura quimbaya asi como figuras zoomorfas anillos alfileres collares cascabeles etc Tambien hacian piezas de tumbaga una aleacion de oro y cobre En Ecuador se trabajo por primera vez el platino 255 Ceramica mimbre En Peru surgio una notable industria textil quiza la primera del mundo hay vestigios del siglo VII a C hilada con telar con hilos de casi doscientos colores distintos 256 En Paracas se elaboraban mantos de lana de guanaco alpaca o vicuna adornados con escenas mitologicas Ademas de tejidos se elaboraban tapices gasas y brocados Los tapices eran de urdimbre de algodon y trama de lana coloreados en tonos amarillos y pardos de base vegetal azul de indigo y rojo de cochinilla asi como verde y violeta por combinacion de los anteriores y negro por inmersion del rojo en barro Los motivos ornamentales eran tanto figurativos como abstractos y geometricos 257 Tambien se elaboraron obras notables de plumeria especialmente entre los olmecas los mayas y los aztecas por lo general mosaicos de plumas elaborados por costura o ensamblaje Se conservan algunos regalos de Moctezuma a Carlos V como un escudo ceremonial un casco un estandarte y un abanico 258 En America del Norte vivieron diversas tribus adaptadas a los multiples habitats de este continente tales como regiones articas selvas desiertos bosques y praderas Aunque cada una de ellas tenia su propia idiosincrasia artistica en general practicaban un arte mobiliar confeccionado con materiales como pieles fibras vegetales plumas piedra madera cobre mica conchas puas de puerco espin etc Las principales tecnicas practicadas eran la ceramica el textil y la cesteria En Florida algunas tribus elaboraban delantales confeccionados de musgo y liquen Uno de los elementos tipicos de las tribus nomadas eran los tipis unas tiendas realizadas generalmente de piel de bufalo y dibujadas con emblemas tribales y familiares La ceramica se desarrollo especialmente en el suroeste americano con piezas notables entre la tribu de los mimbres autores de unos cuencos decorados con pinturas de pajaros animales y seres humanos 259 Asia Editar Vasija china de porcelana de la dinastia Qing 1723 1735 British Museum Londres China Editar Articulo principal Arte de China El arte chino ha tenido una evolucion mas uniforme que el occidental con un trasfondo cultural y estetico comun a las sucesivas etapas artisticas marcadas por sus dinastias reinantes Como la mayoria del arte oriental tiene una importante carga religiosa principalmente taoismo confucianismo y budismo y de comunion con la naturaleza Al contrario que en Occidente los chinos valoraban por igual la caligrafia la ceramica la seda o la porcelana que la arquitectura la pintura o la escultura a la vez que el arte esta plenamente integrado en su filosofia y cultura Las artes decorativas chinas tienen en general ciertos rasgos comunes gusto por el colorido y los materiales bellos amor por el trabajo bien realizado sentido del ritmo estilizacion y persistencia de ciertas formas y motivos en todas las tecnicas decorativas generalmente de caracter simbolico cielo tierra sol estrellas animales miticos como el dragon o el fenix signos del zodiaco flores y otros elementos de la naturaleza los colores y algunos caracteres o palabras tambien pueden tener un significado simbolico 260 Cabe mencionar que las manufacturas chinas influyeron en la decoracion del rococo europeo las llamadas chinoiseries 261 El arte en China se suele periodificar segun sus dinastias gobernantes Shang 1600 1046 a C Zhou 1045 256 a C Qin 221 206 a C Han 206 a C 220 d C periodo de las Seis dinastias 220 618 Tang 618 907 Song 960 1279 Yuan 1280 1368 Ming 1368 1644 y Qing 1644 1911 Placa de cinturon de jade con dragon dinastia Yuan siglo XIV Una de las principales expresiones de las artes decortivas chinas es la ceramica los primeros vestigios son de epoca neolitica alrededor del 2500 a C en que se elaboraban urnas y vasijas decoradas con pinturas de varios motivos como espirales triangulos y zigzags En epoca Shang se hacian vasijas de arcilla fina decorada por incision con adornos generalmente de grecas Durante la dinastia Zhou aparecio una protoporcelana de gres vidriado con feldespato y un caolin impuro En epoca Han se dio un tipo de ceramica esmaltada con un barniz plomifero y coloreada en verde con oxido de cobre como el tipico vaso hu que se decora en su parte superior con un relieve de frisos En el periodo Tang se elaboraban vasos tiestos jarros anforas y escudillas algunos de influencia occidental asi como figurillas votivas y surgio un tipo de porcelana blanca y gruesa Durante el periodo Song destacan dos tipologias la ceramica de esmalte blanco de Ting cheu y la ceramica de esmalte rosa o azul de Kin cheu La epoca Yuan fue de mantenimiento de las formas anteriores quiza con menos calidad la principal innovacion fue la introduccion del azul cobalto La dinastia Ming supuso un renacimiento de la ceramica y el arte en general favorecida por la creacion de la manufactura imperial de Jingdezhen La porcelana se elaboro en grandes cantidades un tipo de porcelana blanca translucida de gran perfeccionamiento tecnico decorada con vivos colores Por ultimo en epoca Qing continuo una produccion abundante en Jingdezhen habia tres mil hornos trabajando continuamente y se recuerda a Tang Ying como el mas grande ceramista de su tiempo director de la fabrica imperial de 1736 a 1749 En este periodo se introdujo el azul zafiro y se elaboraron piezas tanto monocromas como policromas con una predileccion tematica por las escenas pintorescas 262 El trabajo de las piedras duras esta representado sobre todo por el jade que se trabaja en China desde el milenio III a C Suele ser de color verde o azul aunque hay variedades en amarillo o blanco Se solia pulir con piedras abrasivas como el corindon aunque su dureza conllevaba un trabajo de varios anos para una sola pieza El sello imperial chino grabado en epoca Han era de jade Los jades eran usados como objetos rituales como el disco Bi simbolo del cielo o el bloque Tsong la tierra o bien como ornamentos generalmente joyas amuletos adornos de espadas o hebillas de cinturones 263 Incensario de cloisonne con forma de qilin dinastia Qing La orfebreria es escasa debido a la pobreza del territorio chino en oro y plata De epoca Zhou se conservan diversas piezas de plata como copas y alfileres para el pelo En epoca Han se hacian objetos de plata para uso ritual o domestico mientras que en oro destaca un broche de cinturon con turquesas incrustadas hallado en una tumba de Loland Pyongyang Un punto algido de la orfebreria china fue durante la dinastia Tang donde se denota la influencia del Proximo Oriente debido a la llegada de orfebres sasanidas expulsados de Iran por los musulmanes tambien se denota la influencia india en la introduccion de la forma de flor de loto Eran frecuentes los collares pendientes y brazaletes con abundancia de perlas De epoca Song destaco el uso de la filigrana y los Yuan destacaron en plateria De epoca Ming destaca el tesoro hallado en la tumba del emperador Wanli 1572 1620 La dinastia Qing mantuvo los estilos anteriores en piezas de gran suntuosidad con abundancia de perlas jade coral y otros materiales preciosos 264 Bodhisattva Manjusri de porcelana dinastia Ming siglo XVII En el trabajo del metal sobresalen las obras en bronce del que se crearon notables realizaciones ya desde el 1700 a C Durante la dinastia Shang se produjeron vasijas decoradas en relieve como las halladas en la zona de Chengdu en el alto Yangtse de alrededor del 1200 a C Ademas de vasos se elaboraban cascos y armas campanas calderos tripode jue espejos cuchillos y cubiertos con una rica decoracion grafica de la que destacan los motivos zoomorfos En epoca Zhou prolifero el vaso hu de grandes dimensiones asi como espejos redondos con decoracion en el reverso En epoca Han el bronce se volvio mas suntuoso con incrustaciones de oro turquesa malaquita y otros materiales preciosos Durante la dinastia Ming comenzo la decoracion de vasijas de bronce en esmalte cloisonne 265 El mobiliario presenta dos tipologias principales el cofre o caja y el bastidor generalmente con un diseno de corte arquitectonico y estructura rectangular de formas simples y austeras En epoca Han se encuentran sillas mesas taburetes camas y otros tipos de muebles de formas sencillas y con decoracion ocasional de motivos geometricos Los Tang tenian un mobiliario mas lujoso con incrustaciones de oro plata nacar o marfil en ocasiones lacados Durante las dinastias Ming y Qing se emplearon maderas como el sandalo la teca el cedro y el palo de rosa con utilizacion de ebano para incrustaciones 266 Otro gran exponente de las artes decorativas chinas es la laca que se remonta tradicionalmente al mitico emperador Shu c 2850 a C Los objetos mas antiguos conservados son de epoca Zhou aunque el apogeo de la laca fue durante la dinastia Han periodo en el que se perfecciono la tecnica con barnizados de mas de treinta capas que requerian semanas de trabajo Se hacian lacados en color blanco negro rojo verde azul amarillo marron y otras tonalidades y se empleaban tambien el oro y la plata asi como incrustaciones de nacar Se crearon varios talleres imperiales en los que trabajaron artesanos mcuhas veces conocidos ya que solian firmar sus obras La laca florecio tambien en epoca Song periodo en el que se exporto al sudeste asiatico y el Proximo Oriente asi como durante la dinastia Ming en que las manufacturas imperiales llevaban un sello de oro incrustado 267 En cuanto al arte textil destaca la seda descubierta en China en el milenio III a C cuya invencion se atribuye a Lei Tsu concubina del emperador Huang Ti La sederia florecio especialmente desde la dinastia Han periodo en el que comenzo a exportarse a traves de la ruta de la seda Ya en aquel entonces habia diversas tecnicas como el damasco el muare el pique la gasa el tapiz y el bordado La decoracion solia ser de losanges celosias motivos animales y vegetales dragones y otros animales miticos con policromia de ricos colores La seda tambien destaco en las dinastias Tang Song Yuan y Qing 268 Vaso de ceramica Zhou siglos iv iii a C Describiendo la doctrina bajo un arbol pintura sobre seda siglo VIII British Museum Celadon de la dinastia Song siglo XIII coleccion Nantoyōsō Japon Jue dorado de la dinastia Ming 1411 1441 Caja de laca con con incrustaciones de nacar dinastia Ming Cuenco de cloisonne dinastia Ming Cama de la dinastia Ming Tunica imperial de la dinastia QingJapon Editar Porcelana de Imari siglo XVIII Articulo principal Arte de Japon El arte japones ha estado marcado por su insularidad aunque a intervalos ha ido recibiendo la influencia de las civilizaciones continentales sobre todo de China y Corea Gran parte del arte producido en Japon ha sido de tipo religioso a la religion sintoista la mas tipicamente japonesa formada alrededor del siglo I se anadio el budismo en torno al siglo V forjando un sincretismo religioso que aun hoy perdura Como el arte chino el japones esta imbuido de un profundo amor a la naturaleza lo que se ha traducido en ocasiones en algunos objetos artisticos en una austeridad decorativa motivada por su imitacion de los objetos naturales Otras muestras son el gusto por la jardineria y el arte del ikebana Otros elementos perceptibles en las artes decorativas son el gusto por materiales bellos la repeticion de motivos ornamentales y la ausencia de profundidad 269 El arte japones se divide en periodos historicos Jōmon 5000 200 a C Yayoi 200 a C 200 d C Kofun 200 600 Asuka 552 646 Nara 646 794 Heian 794 1185 Kamakura 1185 1392 Muromachi 1333 1573 Momoyama 1573 1615 Edo 1615 1868 y Meiji 1865 1911 Biombo de seis paneles del siglo XVII En Japon durante el periodo Jōmon se produjo la ceramica mas antigua producida por el ser humano 7000 a C hecha a mano y decorada con incisiones o impresiones de cuerda 270 En epoca Kofun hacia el siglo V aparece el trabajo en torno probablemente por influencia coreana En epoca Asuka aparece la ceramica Sue elaborada con esmalte ceniciento Del periodo Nara son caracteristicas las piezas de tres colores copiadas de la ceramica china Tang Durante el periodo Kamakura se inicio la produccion de la que seria la ceramica mas tipicamente japonesa con un centro productor de gran relevancia el taller Seto en Owari En epoca Muromachi los conflictos belicos con Corea provocaron la llegada a Japon de numerosos alfareros coreanos que llevaron la ceramica japonesa a cotas de gran calidad En ese periodo la influencia del budismo zen y la estetica wabi sabi conllevaron a la creacion de la ceremonia del te que motivo un gran auge de la ceramica para esa ceremonia se utilizan cuencos botes jarras de agua platos floreros cajas y quemadores de incienso En el periodo Momoyama la ceramica alcanzo un momento de gran apogeo Seto continuo siendo uno de los primeros centros de produccion mientras que en Mino nacieron dos escuelas muy importantes Shino y Oribe Como autor destaca Ōgata Kenzan En el periodo Edo la ceramica tuvo uno de sus mayores centros de produccion en Kioto con influencia del arte chino y coreano su principal artista es Nonomura Ninsei En este periodo se produjeron las primeras porcelanas con un primer centro productor en Arita destacan las escuelas de Kakiemon Nabeshima y Kutani 271 Armadura samurai datada entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del xix con kabuto del siglo XVI hierro lacado con aplicaciones de bronce seda y algodon En orfebreria los japoneses utilizaron el oro y la plata principalmente para dorar o platear el bronce ya que lo tenian en pequenas cantidades En epoca Nara se utilizo la plata para confeccionar aureolas de estatuas budicas En cambio destacaron notablemente en el trabajo del bronce empleado desde la epoca Yayoi en la elaboracion de campanas armas espejos y otros objetos liturgicos y utilitarios En los periodos Asuka y Nara se empleo preferentemente en objetos dedicados al culto budista En esta epoca aparecio una aleacion llamada shakudo compuesta por un 95 de cobre un 4 de plata y un 1 de oro 272 El trabajo del hierro se dio principalmente en armas florecieron especialmente en el periodo Kamakura en que se elaboraban armaduras y espadas katana confeccionadas con dos capas de hierro y acero sometidas a ignicion e inmersion con una caracteristica marca templada al vapor denominada ni e 273 Algunos de los principales fabricantes fueron los Goto los Myochin y los Humetada Las epocas Momoyama y Edo marcaron el apogeo del hierro cada vez mas ornamentado con decoracion por calado cincelado o con incrustacion de cobre oro plata o esmalte 274 La madera se uso escasamente para muebles ya que la tradicion japonesa es sentarse o estirarse en esteras de paja de arroz aunque se dan mesas de escasa altura cofres estanterias escritorios y otras modalidades menores 275 Un elemento relevante es el biombo una mampara movible de armazon de madera y paneles de tapiceria papel cuero laca u otros materiales decorados con pinturas de paisajes o escenas costumbristas 276 Como en China el arte japones destaco en la laca confeccionada generalmente con una madera recubierta de canamo en ocasiones metal cuero barro o papel sobre la que se aplica una laca basta y sobre esta unas treinta capas de barniz fino posteriormente se decora con diversas tecnicas dorado maki e espolvoreado togidashi maki e relieve taka maki e incrustacion de nacar raden metal hypomon o pintura shitsuga Aplicadas sobre la laca humeda estas tecnicas crean dibujos de gran finura y sutil tonalidad Se solian elaborar armarios relicarios biombos cajas y cofres mascaras instrumentos musicales etc Como autores en epoca Momoyama destaca el nombre de Honami Kōetsu y en el periodo Edo Ōgata Kōrin 277 En arte textil destaca el trabajo de la seda Aunque se introdujo procedente de Corea hacia el ano 200 parece ser que hacia el siglo XI se perdio la tecnica y no se recupero hasta el xvi importandose entre mientras sedas chinas El principal centro productor se establecio en Nishijin un suburbio de Kioto La principal tipologia es el kimono 278 Hay que citar tambien en Japon el abanico donde ya en el siglo XII se decoraban con pinturas o poemas Durante el periodo Heian se decoraban con textos de los sutras budistas y con escenas de genero 279 Posteriormente el abanico paso a China y en el siglo XVI a Espana y Portugal desde donde paso a toda Europa 280 Recipiente de terracota del periodo Jōmon hacia 3000 2000 a C Vaso Yayoi c siglos i iii Museo Nacional de Tokio Vasija negra chawan estilo raku utilizada para te grueso siglo XVI Museo Nacional de Tokio Porcelana de Kutani siglo XVII Incensario de ceramica esmaltada con decoracion de flores hierbas y mariposas de Honami Kōetsu siglo XVII Museo Metropolitano de Arte Tarro de te de Nonomura Ninsei c 1660 1670 Kimono FurisodeCorea Editar Incensario de cobre y oro del antiguo reino de Baekje c 538 660 Museo Nacional de Buyeo Articulo principal Arte coreano El arte coreano ha recibido en numerosos periodos de su historia la influencia china aunque tambien ha dado pruebas de gran maestria en la produccion autoctona Su mejor aportacion a las artes decorativas ha sido en el terreno de la ceramica con unas primeras muestras de relevancia en el reino Silla entre los siglos v y viii tanto en tejas y baldosas como en urnas funerarias vasos y lamparas generalmente con decoracion floral La mejor produccion fue durante la dinastia Koryo 936 1392 con obras de gran refinamiento comparables a la ceramica Song tales como celadones vasos boles teteras y pebeteros a veces con forma de flores o frutos En esta epoca se invento una tecnica ornamental de incrustacion por vaciado de la pasta y relleno de arcilla blanca llamada punch ong en Japon donde fue muy admirada la llamaron mishima Durante la dinastia Joseon se inicio la produccion de porcelana siglo XVII de color opaco y formas macizas un tanto rudas con decoracion de tipo abstracto 281 En orfebreria hubo una copiosa produccion de piezas de oro relativamente abundante en el pais En las tumbas reales se han encontrado coronas pendientes cinturones collares alfileres brazaletes pomos de espada y otras piezas de gran habilidad tecnica con motivos ornamentales en los que predominan flores pajaros y dragones Tambien trabajaron el bronce especialmente en estatuillas budistas espejos coronas y campanas 282 Sudeste asiatico Editar Articulo principal Arte del Sudeste Asiatico En el sudeste asiatico el arte estuvo a caballo entre la tradicion hinduista y budista asi como el islamismo introducido en el siglo XV principalmente en Indonesia En las culturas autoctonas de la edad del bronce y del hierro de las que se conservan escasos restos se denota la influencia china mientras que a partir del siglo VI comienza progresivamente la influencia india Arte indonesio se recibio una primera influencia india principalmente gupta En la decoracion arquitectonica se dieron bajorrelieves que denotan un gran detallismo y amor a la naturaleza como en el templo de Borobudur En metalisteria destacan las campanas y tambores de bronce asi como los punales kris de hoja adamascada y mango tallado a veces con incrustaciones de oro plata marfil o piedras preciosas En orfebreria se practico especialmente el oro cincelado como el adorno de tres ruedas el sol y la serpiente naga de la dinastia Madjapahit Java siglo XIV Quiza la principal manifestacion de las artes decorativas indonesias sea la textil aqui se invento el batik realizado con un tejido impregnado de cera al que luego se le da un bano de colorante preservando el fondo o el dibujo para conseguir distintos efectos y combinaciones cromaticas Otra tecnica usada principalmente en Bali y Sumatra es el ikat en que se tinen los hilos que luego se tejen en forma de dibujo Cabe mencionar tambien las marionetas wayang en tres modalidades wayang golek de madera wayang kulit de piel o wayang klitik de madera con brazos de piel 283 Soporte de gong Mandalay Birmania siglo XIX Museu de Cultures del Mon Barcelona Arte thai es el desarrollado en Siam Tailandia de corte principalmente budista La ceramica fue inicialmente monocroma en tonos blanco verde gris y marron mientras que posteriormente paso a la policromia Se dieron varios tipos Ban Chiang de epoca prehistorica cocida sin horno y con decoracion elaborada con cuerdas Sawankhalok siglos xiv xv de influencia china y vietnamita realizada con gres duro recubierto a veces de un vidriado de celadon de tono verde o azul Sukhothai contemporanea de la anterior y bastante parecida aunque de calidad inferior y Bencharong de los siglos xviii xix elaborada en China para comercializarse en Siam generalmente con motivos budistas 284 Destaco la orfebreria en la que se elaboraron notables obras como adornos de Buda principalmente coronas En el Museo de Bangkok se conserva el tesoro de la pagoda de Ayuhya siglo XV que contiene sortijas brazaletes y pectorales formados por tablillas de oro plata y estano con formas de animales cisne caballo vaca y elefante En el trabajo del bronce se dieron objetos ceremoniales y estatuillas de Buda En madera se elaboraron en el siglo XVIII armarios y cofres de laca negra con decoracion de flores y personajes en oro 285 Arte jemer el reino jemer se situo en Camboya y tuvo su apogeo entre los siglos viii xii Su principal manifestacion es el magnifico conjunto de Angkor Wat 1113 1150 una ciudadela templo dedicada a Vishnu de la que destaca la decoracion esculpida en relieve Tambien se dieron objetos de bronce como adornos de carros cascabeles de elefante y estatuillas de dioses hindues En orfebreria destacan los collares de apsaras con ornamentacion floral de Angkor Wat En el textil destaca la tipologia del sampot un tipo de vestido realizado en ikat de aspecto suntuoso 286 La ceramica destaco entre los siglos xi xii contemporaneamente a la cultura de Angkor epoca en que se dieron unos jarros con forma de cabeza de elefante y barniz de color chocolate 287 Arte cham se dio en el reino de Champa Vietnam En los siglos viii ix recibio la influencia hindu mientras que en el siglo XII predomino la influencia jemer Destaco la ceramica de influencia china pero con una fuerte personalidad propia los primeros vestigios son de los siglos i iii aunque su mejor epoca fue entre los xiv xvii con varios tipos de gres y semiporcelana en tonos azul y blanco o con colores al esmalte en rojo y verde de gran refinamiento 288 Arte birmano en Birmania es mas palpable la influencia china asi como del budismo Theravada Destacaron especialmente en orfebreria al ser un pais con abundancia de oro y piedras preciosas sobre todo zafiros esmeraldas y rubies Pese a la austeridad budista la nobleza birmana gustaba de hacer ostentacion de joyas y abalorios como se denota en el fabuloso tesoro del reino de Mandalay Tambien cabe mencionar los recipientes esmaltados las tallas de madera las latas lacadas y las marionetas yokthe pwe realizadas en madera y ataviadas con ricos tejidos y metales preciosos 289 Ceramica de Ban Chiang Tailandia 2300 a C Museum fur Indische Kunst Dahlem Berlin Jarra con forma de elefante Camboya siglos xi xii Art Gallery of New South Wales Matraz de peregrino de Vietnam siglo XV gres con vidriera azul Honolulu Academy of Arts Porcelana de Bencharong Tailandia siglo XIX Jim Thompson Museum Bangkok Pano del altar de batik de Peranakan Indonesia finales del siglo XIX Contenedor de nueces oro con rubies y esmeraldas Mandalay Birmania siglo XIX Victoria amp Albert Museum Londres Marionetas wayang golek de Java Indonesia Asian Art Museum San Francisco California Bailarina jemer vestida con un sampotIndia Editar Articulo principal Arte de la India Olla y bandeja con estampado de flores cristal de roca oro y gemas c 1800 Museo Walters Baltimore El arte indio tiene un caracter principalmente religioso que sirve como vehiculo de transmision de las distintas religiones que han jalonado la India hinduismo budismo islamismo y cristianismo principalmente El subcontinente indio no ha dado una produccion tan copiosa en artes decorativas como las vecinas China o Japon por un lado por su historia de division en pequenos reinos a menudo con ocupaciones extranjeras asi como el hecho de que la mayoria de la poblacion no podia permitirse la posesion de productos suntuosos reservados a una elite aristocratica y por otro lado por el caracter perecedero de muchas de sus producciones especialmente madera y tejido en unas condiciones climatologicas no muy favorables debido a los monzones 290 La ceramica es de escasa relevancia principalmente utensilios de barro de caracter utilitario Lo mas renombrable son los vasos pintados de la cultura del Indo Harappa Mohenjo Daro con una decoracion en friso de motivos geometricos o animales En epoca Gupta se dieron relieves y baldosas de terracota para decorar templos Ya en epoca mogol se introdujo la porcelana de tipo islamico 291 Jarra de la cultura del Indo c 2500 1900 a C Royal Ontario Museum Destaco mas la orfebreria en la cultura del Indo se hallan collares y brazaletes de oro y perlas era frecuente adornar las estatuas de la diosas con collares pendientes y cinturones de oro y plata Las joyas y piedras preciosas eran usadas con abundancia porque segun la tradicion protegian de los malos espiritus especialmente cinturones brazaletes y diademas Tambien se hacian objetos domesticos de metales preciosos como vasos espejos abanicos y palmatorias En Gandhara se han encontrado joyas de influencia helenistica realizadas por incision repujado alveolado incrustacion o filigrana En la India tambien hubo una gran produccion de jade que a diferencia del chino suele llevar incrustaciones de esmalte o piedras preciosas con una montura de oro 292 El bronce fue trabajado desde la epoca de la cultura del Indo en Mohenjo Daro se hallo una estatuilla de bailarina de bronce vestida de joyas Desde el siglo II a C se trabajo tambien el acero principalmente en armas a veces damasquinadas de oro y plata En epoca Gupta se elaboraban estatuillas de Buda de bronce a veces con aleaciones de plomo cinc antimonio oro y plata Otros objetos habituales eran vasos lamparas y peines 293 Shah Jahan cazando un leon camafeo de onice oro y esmalte siglo XVIII La madera se empleo poco en mobiliario ya que eran mas habituales las esteras o los asientos de cana o bambu La presencia del mueble se dio mas en el ambito religioso especialmente mesas y cofres donde se denota una cierta influencia del Oriente Proximo En epoca Gupta destacan los tronos de teca ebano o sandalo con incrustaciones de oro plata marfil o gemas Durante la dinastia mogol la madera se dio sobre todo en puertas ventanas y paneles de madera calada con taraceas o incrustaciones de nacar o laton En epoca colonial se dio un tipo de mobiliario de estilo indoportugues caracterizado por el empleo de maderas oscuras con incrustaciones de oro o marfil asi como el indoholandes de ebano y maderas claras lacadas tambien en ocasiones con incrustaciones de oro Tambien se practico la eboraria especialmente placas para cofres y asientos trabajados en alto o bajorrelieve con representacion de plantas y monstruos asi como escenas cortesanas Tambien se hacian en marfil estatuillas cofrecillos piezas de ajedrez mangos de espejo y otros objetos 294 En cuanto al tejido se trabajo la lana y el algodon para vestidos y tapices mientras que la seda se importaba de China Tambien se hacian bordados en ocasiones con incrustaciones de hilos de seda plata y oro Los tejidos se solian tenir con batik o con algodon grabado por impresion con planchas de madera En el arte textil se denota la influencia irania especialmente saris y chales de Cachemira con adornos florales 295 Cabe destacar tambien de epoca mogol la miniatura que se desarrollo en libros lujosamente decorados que eran considerados objetos de gran valor Por lo general se dibujaba sobre el papel con grafito o con tinta se recubria con una capa de pintura blanca translucida y se aplicaba la pintura confeccionada con pigmentos vegetales o minerales mezclados con aglutinante o goma arabiga Uno de los mejores miniaturistas fue Basawan creador del estilo clasico de la miniatura mogol de corte narrativo El emperador Akbar fue un gran mecenas de la miniatura especialmente de cronicas e historias ilustradas como las 1400 ilustraciones del Hamzanama Historias de Hamza Mas adelante Abu l Hasan creo un estilo mas refinado y aristocratico de menor tamano Tambien aparecieron entonces las escenas de genero y la representacion de animales y plantas donde destaco la princesa Sahifa Banu autora por ejemplo de un Retrato del shah Tahmasp principios del siglo XVII 296 Arte islamico Editar Bote de Zamora 964 pixide de marfil omeya Museo Arqueologico Nacional Madrid Articulo principal Arte islamico Con la Hegira de Mahoma en el ano 622 surgio una nueva religion el islamismo que tuvo una rapida difusion desde el Proximo Oriente por el norte de Africa hasta la peninsula iberica asi como por la zona de los Balcanes tras la caida del Imperio bizantino en 1453 Con el tiempo la nueva religion aglutino a una gran diversidad de pueblos y culturas por lo que su arte fue el reflejo de esta disparidad lo que produjo numerosas manifestaciones y variantes estilisticas segun la region donde se produjese 297 Los principales periodos historicos y artisticos dentro del Islam fueron el omeya abasida selyucida timurida safavida y otomano en Proximo Oriente tuluni fatimi ayubi y mameluco en Egipto y omeya almoravide almohade y nazari en Al Andalus 298 En el arte islamico tuvieron un gran desarrollo las artes decorativas debido principalmente a la prohibicion de la representacion de seres vivos que resto uno de los motivos principales de la pintura y la escultura A ello se anade la consideracion de la arquitectura como un mero oficio no como un arte por lo que las artes decorativas se convirtieron en la principal manifestacion artistica islamica 299 Por otro lado el arte islamico sigue la premisa de que solo Dios permanece por lo que sus realizaciones artisticas tienen una cierta apariencia de fragilidad debido a lo cual se suelen emplear unicamente materiales modestos por ello apenas existe orfebreria o piezas suntuosas 299 Los motivos decorativos islamicos se centran en la representacion geometrica o vegetal frecuentemente abstractizada arabesco o en la epigrafia generalmente versos coranicos con dos modalidades caligrafia cufica formas rectas y nasji formas curvas 300 Todos estos motivos suelen repetirse de forma ritmica y simetrica con un sentido lineal que excluye los efectos plasticos y con una cierta tendencia al horror vacui lo que da por resultado un cierto recargamiento y abarrocamiento de las artes En cambio se persiguen efectos esteticos como el brillo y los reflejos de luz y se valora positivamente la policromia y el contraste de colores 301 Vaso sirio o egipcio de vidrio dorado y esmalte c 1350 Victoria amp Albert Museum Londres En arquitectura se empleo mucho el estuco que llego a cotas de gran perfeccion tecnica especialmente en la epoca abasida y en el norte de Africa asi como en la Espana musulmana donde se encuentra en la Aljaferia de Zaragoza y en la Alhambra de Granada y donde influyo en el arte mudejar 116 La ceramica fue heredera del ladrillo esmaltado del Proximo Oriente al tiempo que tambien denota la influencia china Los abasidas importaron ceramica Tang y Song e impulsaron un tipo de ceramica monocroma y brillante de reflejos metalicos conseguidos con esmalte de estano y una decoracion de arabescos follaje o palmetas En epoca safavida se hizo mas evidente la influencia china con tonos azules y blancos y motivos ornamentales de dragones y aves fenix Dentro del arte otomano la ceramica es heredera de la irania en el siglo XV se dio una loza fina con decoracion de flores o inscripciones cuficas seguida en el xvi por una ceramica de rica policromia con motivos florales Destaca tambien la azulejeria empleada profusamente en las mezquitas de Estambul En Al Andalus se da una loza fina de reflejo metalico con una especial calidad en los talleres de Malaga de los siglos xiii xiv Destacan tambien los platos de Paterna y Manises centros de produccion activos entre los siglos xiv xv donde se entronca con el arte mudejar 302 Arqueta de Hisam II 976 de madera recubierta de plata repujada nielada y dorada catedral de Gerona El vidrio islamico fue de mucha mayor calidad que el elaborado coetaneamente en la Europa medieval al ser heredero de los talleres de soplado de Egipto y Siria de tradicion helenistica Se elaboraban vasos copas botellas lamparas y frascos para perfume translucidos o esmaltados de colores con decoracion pintada o incisa Tambien se hacian jarrones de cristal de roca como el llamado de al Aziz del Tesoro de San Marcos Venecia del siglo X 303 La orfebreria fue escasa principalmente sortijas y pendientes de influencia irania En plateria se elaboraban cofres de plata dorada sobre madera como el conservado en la catedral de Gerona confeccionado para Hisam II en 976 Tambien se dio el esmalte como la jofaina de cobre esmaltada en alveolado del Museo de Innsbruck siglo XII 304 La metalisteria se dio principalmente en cobre y bronce en menor medida en hierro En cobre se elaboraban lamparas vasos jarras cajas bandejas pies de candelabro y jofainas En bronce destacan los espejos cofres lamparas y aguamaniles a veces con incrustaciones de plata El hierro se uso principalmente para las armas como la espada de Boabdil con pomo de oro esmaltado y marfil y funda de cordoban con esmalte plata seda y oro 305 El mobiliario ha sido escaso en el ambito musulman debido a su predileccion por la alfombra La mayoria de muebles eran para el ambito religioso como mesas pupitres para la lectura del Coran y pulpitos almimbares La madera tambien se trabajaba para el ambito arquitectonico puertas paneles generalmente con forma de lacerias Tambien se practico la eboraria especialmente en cofres y urnas como el llamado bote de Zamora 964 Museo Arqueologico Nacional Madrid 306 Otra de las artes de relevancia en el mundo islamico fue la textil heredera del arte bizantino y sasanida Desarrollaron y perfeccionaron numerosas tecnicas como el damasco el tiraz el terciopelo y la muselina 307 Elaboraban vestidos alfombras tapices telas estampadas y otros tejidos con decoraciones generalmente geometricas epigraficas medallones con forma de media luna o motivos de origen vegetal o animal pero llevados casi a la abstraccion En Siria tambien elaboraban brocados de seda En Bagdad antiguamente Baldac se creo el baldaquin un dosel hecho de seda Tambien destaco la seda de Al Andalus como el tiraz de Hisam II Real Academia de la Historia Madrid o un tapiz de seda y oro originario de Almeria conservado en el Museo Cooper Union de Nueva York 308 Otro terreno de relevancia fue la corioplastia especialmente en Cordoba donde se creo la tecnica del cordoban que junto al guadameci fueron las principales modalidades producidas en la Espana musulmana y exportadas a toda Europa 309 Colgante en forma de media luna con pajaros enfrentados oro esmalte cloisonne turquesa y filigrana siglo xi Aguamanil fatimi con leones cristal de roca y oro esmaltado siglos x xi Museo de Pergamo Aspersorio de vidrio soplado ayubida siglos xii xiiii Museo del Louvre Paris Tiesto de las aves Siria principios del siglo XIII Museo del Louvre Paris Azulejo esmaltado del camello Iran siglo XIV Museo del Louvre Paris Plato mudejar del siglo XV Burrell Collection Glasgow Silla persa del siglo XIX Doris Duke Foundation Diamond Head Hawai Alfombra persa de seda Museo Metropolitano de Arte Nueva YorkVease tambien Editar Portal Arte Contenido relacionado con Arte Historia del arte Teoria del arte Artesania Museos de Artes Decorativas Artes decorativas del Museo del Prado Historia del grabadoNotas Editar La denominacion gotico fue introducida por los artistas italianos del Renacimiento en sentido despectivo pues lo veian como algo barbaro y atrasado como las realizaciones de los godos que acabaron con el Imperio romano 92 El termino arte moderno proviene del concepto de modernidad una teoria filosofico cultural que postula la actual vigencia de un periodo historico marcado en lo cultural por la Ilustracion en lo politico por la Revolucion Francesa y en lo economico por la Revolucion Industrial y que supondria la raiz social propia de la Edad Contemporanea El proyecto moderno se caracteriza por el fin del determinismo y de la supremacia de la religion sustituidos por la razon y la ciencia el objetivismo y el individualismo la confianza en la tecnologia y el progreso en las propias capacidades del ser humano Esta era moderna habria llegado hasta la actualidad y estaria plenamente vigente segun unos expertos mientras que otros defienden que es actualmente una fase superada en la evolucion de la humanidad y postulan una posmodernidad como periodo sucesor de este proyecto moderno 107, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos