fbpx
Wikipedia

Pintura rococó

La pintura rococó se desarrolló a lo largo del siglo XVIII por toda Europa partiendo de Francia, cuna de este estilo de origen aristocrático y se dividió en un principio en dos campos nítidamente diferenciados: como parte de la producción artística, es un documento visual intimista y despreocupado del modo de vida y de la concepción del mundo de las élites europeas del siglo XVIII, en tanto también como una adaptación de elementos constituyentes del estilo a la decoración monumental de las iglesias y palacios, sirvió como medio de glorificación de la fe y del poder civil. El estilo Rococó nació en París durante la regencia del duque de Orleáns, en la minoría de edad de Luis XV, como una reacción de la aristocracia francesa contra el Barroco suntuoso, palacial y solemnemente practicado en el período de Luis XIV. Se caracterizó por su índole hedonista y aristocrática y se manifestó en la delicadeza, elegancia, sensualidad y gracia, y en la preferencia de temas blandos y sentimentales, donde las líneas curvas, los colores claros y la asimetría jugaban un papel fundamental en la composición de la obra. Desde Francia, tuvo un gran auge y asumió sus características más típicas y donde más tarde sería reconocido como patrimonio nacional, el Rococó logró difundirse por toda Europa, alterando significativamente sus propósitos pero manteniendo el modelo francés apenas en su forma externa, con escuelas importantes en Alemania, Inglaterra, Austria e Italia, con alguna representación también en otros lugares, como la península ibérica, los países eslavos y nórdicos, llegando incluso hasta el continente americano.[1][2][3]

Jean-Honoré Fragonard: El columpio, 1766.

En un principio, la Ilustración comenzó bajo la representación del Barroco; puesto que durante años, el estilo del clasicismo francés había dominado la creación de obras de los artistas. Los pintores representaron las costumbres y actitudes de una sociedad en busca de la felicidad, la alegría de vivir y de los placeres sensuales, los más representativos de esta etapa fueron François Boucher, Antoine Watteau y Jean-Honoré Fragonard, artistas que mezclaron en sus imágenes y trabajos lo erótico, lo lúdico y lo mundano de las imágenes, así como también lo galante de cada una de ellas, por este motivo las obras de Boucher, Watteau y Fragonard así como las de sus inmediatos discípulos y epigonos (cuyo eco llega al neoclasicista Ingres) reciben en su conjunto dentro de la crítica de arte el nombre de pintura galante especialmente cuando los temas resaltan al desnudo en ambientes, ámbitos o contextos de riqueza.

A pesar de su valor como obra de arte autónoma, la pintura del Rococó era concebida muchas veces como parte integrante de un concepto global de decoración de interiores.[4]

A mediados del siglo XVIII, el Rococó comenzó a ser criticado por la nueva corriente neoclásica, la burguesía y la Ilustración y sobrevivió hasta la Revolución Francesa, cuando este movimiento cayó en descrédito completo, acusado de ser superficial, frívolo, inmoral y puramente decorativo.[5]​ A partir de la década de 1830, volvió a ser calificado y reconocido como testimonio importante de una determinada fase de la cultura europea y del estilo de vida de un estatus social específico, y como un bien valioso por su mérito artístico único y propio, dando por consiguiente el planteamiento de cuestiones acerca de la estética que más tarde florecieron y se convirtieron en temáticas centrales del arte moderno.[6][7]

Orígenes del estilo

 
Nicolas Lancret: La Tierra, c. 1730.

El Rococó se desarrolló a partir de la creciente libertad de pensamiento que nació en Francia durante el siglo XVIII.[8]​ La muerte de Luis XIV en 1715 abrió el espacio para un flexibilización de la cultura francesa, hasta entonces fuertemente ceremonial y dominada por representaciones que objetivaban por encima de todo la alabanza del rey y de su poder y se manifestaban de forma grandilocuente y pomposa. La desaparición de la propia personificación del absolutismo propició a la nobleza recuperar parte del poder y la influencia hasta entonces centrada en la persona del monarca, se produjo el abandono de la corte de Versalles, moviéndose mucho de los nobles hacia sus propiedades ubicadas en el interior, en tanto otros se movían a sus mansiones en París, que se volvieron el centro de la «cultura de los salones», reuniones sociales sofisticadas, brillantes y hedonistas que acontecieron entre discusiones literarias y artísticas. Este fortalecimiento de la nobleza hizo que esta se convirtiera entonces en el principal mecenas.[9]

En estos salones se formó la estética del Rococó, la cual varió del interés por la pintura histórica, que era el género anteriormente más prestigioso y que invocaba un sentido ético, cívico y heroico típicamente masculino, a la pintura de las escenas domésticas y campestres, o de alegorías amenas inspiradas en los mitos clásicos, donde muchos identificaban la prevalencia del universo femenino. En este sentido, tuvo un creciente impacto el papel desempeñado por las mujeres en la sociedad durante esta fase, se asumió una fuerza en la política en toda Europa y originó que se volviesen así generosas patronas de arte y formadoras de gusto, tal es el caso de la amantes reales Madame de Pompadour y Madame du Barry, de las emperatrices Catalina, la Grande y María Teresa I de Austria, quienes organizaron varios salones importantes, al ejemplo de Madame Geoffrin, de Madame d'Épinay y de Madame de Lespinasse, entre muchas otras.[10][11]​ Mientras tanto, en varios aspectos el Rococó es una simple continuación, o en realidad una culminación, de los valores del Barroco —el gusto por lo espléndido, por el movimiento y por la asimetría, la frecuente alusión a la mitología grecorromana, la inclinación emocional, la pretensión ostentatoria y el convencionalismo, con el fin de cumplir los criterios pre-establecidos y aceptados consensualmente. La pintura del Rococó ilustra además, en su versión primeriza, la división social que desembocaría en la Revolución Francesa, y representa el último bastión simbólico de resistencia de una élite distante de los problemas y los intereses comunes del pueblo, la cual se veía cada vez más amanezada por la ascensión de la clase media, que se educaba y comenzaba a dominar la economía y ocupaba importantes sectores del mercado del arte y de la cultura en general. Con esto, se determinó un surgimiento paralelo de una corriente estilística más bien realista y austera, cuya temática era totalmente burguesa y popular, ejemplificada por artistas como Jean-Baptiste Greuze y Jean-Baptiste Chardin, y que fue virtualmente ignorada por el universo rococó, con pocas excepciones, pero que en última instancia terminarían por ser una de las causas del debacle a finales del siglo XVIII.[12]

 
Jean-Baptiste Chardin: La lavandera, 1735. Un ejemplo de la corriente contemporánea más opuesta al Rococó.

En un período en el que las antiguas tradiciones comenzaban a disolverse, la pintura rococó representa una oposición a la doctrina académica, que tentaba, al igual que durante el alto Barroco y en especial en Francia, imponer un modelo artístico clasicista como un principio permanente y universalmente válido, cuya autoridad era colocada por encima de cuestionamientos de la misma forma que la teoría política validaba el absolutismo. En esta ola de liberalismo y relativismo, el arte comenzaba a ser visto como apenas uno más de entre tantas cosas sujetas a las oscilaciones de la moda y del tiempo, una opinión que sería inconcebible hasta poco antes. Como resultado, las inclinaciones de la época tienden a lo humano y sentimental, dirigiendo la producción no para héroes o semidioses, sino para la gente común, con sus debilidades, y en busca del placer. Se abandonó la representación del poderío y de la grandeza, y el público de la pintura rococó procuró ver antes la belleza, el amor, la gracia y lo atractivo, con exclusión de toda retórica y dramatismo.[13]​ Para ello la tradición clásica además de ser una referencia, ofreció para la inspiración de los artistas un cuerpo de temas bastante atractivos y adecuados para la mentalidad hedonista y refinada de las élites, quienes rechazaban cualquier austeridad y reinterpretación del pasado clásico sobre la luz de la Arcadia ideal y bucólica, de la fantasía de una Edad Dorada donde la naturaleza y la civilización, la sensualidad e inteligencia, belleza y espiritualidad se identificaban armoniosamente. Ni esta temática ni esta interpretación eran, de hecho, novedades, existían desde el Imperio Romano y permanecieron presentes en la cultura occidentales casi sin interrupción desde su origen, tanto como simples artificios románticos y poéticos como recursos de fuga psicológica cuando los tiempos se mostraban hostiles o excesivamente sofisticados, volviéndose por ello un símbolo poderoso de la libertad.[14][15]​ En el período del Rococó la nota innovadora fue que del mundo de los pastores arcadios y de los dioses del panteón greco-latino se mantuvo prácticamente el telón de fondo del entorno natural, describiendo esto «natural» a menudo como un jardín cultivado, y los protagonistas del momento eran los propios aristócratas y los burgueses enriquecidos, con todo y su indumentaria, participando en conversaciones brillantes y cuyo heroísmo se resumía en una conquista amorosa, encarnando la idea pastoral más de acuerdo con las convenciones de un teatro social. En representación, así como el Barroco era «verboso», el Rococó fue pastoral y breve; a pesar de la singularidad del paisaje, la pintura es formalmente una acumulación de discontinuidades, y todo lo que da el efecto de la atmósfera y la unidad no es la descripción. De esta forma, el Rococó aparece como el vínculo entre el clasicismo formal del barroco tardío y el pre-romanticismo sentimental de la clase media.[16][17]

 
Obra sin título; pero acuñada como La vendedora de camarones o La vendedora de quisquillas (ca. 1740-1745), de William Hogarth.

Este universo fantasioso se alineaba también a las concepciones de la época en cuanto al carácter ilusorio del arte. Para la crítica de aquel tiempo, el placer que el arte podía proporcionar sólo es posible cuando el espectador acepta los términos del juego y se somete a ser engañado por una especie de magia.[18]​ La problemática envuelta en la ilusión artística no era inédita, y la cuestión de si una actividad basada en la imitación y el engaño de los sentidos puede ser moralmente justificada o ser digna de la atención intelectual acompañó el pensamiento europeo desde los cuestionamientos de Platón, Sócrates y Aristóteles en la Antigua Grecia.[19]​ Durante el siglo XVIII este tópico asumió un nuevo color en la busca deliberada con el fin de confundir y engañar al público, removiéndolo de la circunstancialidad y de lo concreto para lanzarlo en el ambiguo mundo del teatro y la representación con fluidez, una práctica que de lo contrario no encontraría un apoyo unánime y sería criticado por muchos moralistas, preocupados con la disolución concomitante del sentido de la realidad y la firmeza de los valores éticos incentivados por estas pinturas. De esta forma, no todos los artistas se planteaban el mismo objetivo. Pintores importantes de la época, participaron de manera más activa en la idea de reformar y moralizar el arte, como William Hogarth y Francisco de Goya, se esforzaron por sobrepasar las convenciones del ilusionismo y auxiliar al público a restaurar, como afirma Matthew Craske, «la claridad de su visión».[20]​ Así, se encontraron posiciones con varios grados de aproximación o distanciamiento de la realidad objetiva, una dialéctica que le dio mucha fuerza a la creatividad de este período. Es importante asimilar que, de acuerdo con la cultura sofisticada de la aristocracia, la civilización era un fenómeno necesariamente artificial, y se esperaba que un espectador educado y pulido supiese hacer las distinciones sutiles entre lo real y lo ficticio, así como capaz de lidiar con las complejidades del arte, y demostrar ser capaz de defender la charlatanería gruesa y el ilusionismo barato, indicando el cultivo de su intelecto y su bagaje académico.[21]

Otra contribución importante para la formulación de la estética del Rococó fue el establecimiento del concepto de «el arte por y para el arte» iniciado por Alexander Baumgarten en 1750 y profundizado por Kant en la década siguiente. Este afirmaba que el principal objetivo del arte era complacer, y no una utilidad, concibiendo la experiencia estética como surgimiento de la contemplación de la belleza de un objeto, y entendida como la estimulación sensual de los pensamientos indiferentes, desprovistos de utilidad o propósito y desvinculados de lo moral. Para Kant, la belleza ideal no se declara completamente, sino que se encuentra constantemente suscitando ideas sin agotarlas. Así el significado no está en la determinación de un concepto cualquiera, sino en el diálogo incesante entre la imaginación y el entendimiento. Por ello califica el arte como un «juego serio», viendo en este aspectos de la lucidez como la libertad o el desinterés.[22][23]​ De esta forma el Rococó plantea definitivamente en el arte occidental la cuestión del esteticismo, aún con la ambigüedad que rodea su método representativo y sus principales objetivos, dejando en claro la convención primordial de que la pintura existe, existe tanto para un observador como para ser observada, pero trayendo consigo un grave problema para las generaciones futuras, según Stephen Melville, «decir que lo que le sucede a un espectador de una pintura es fundamentalmente diferente de lo que sucede a una persona que mira un fondo de pantalla o un paisaje por la ventana», elemento dialéctico que se volvería crucial para la discusión y validación moderna del arte en sí, así como su hacer y su entender y la autonomía misma de la estética, que aún no han sido resueltos satisfactoriamente.[24]

Técnicamente la pintura rococó tuvo una mayor libertad de expresión a diferencia de la pintura barroca o académica. La pincelada es nítida y desarrollada, con la creación de texturas y de un efecto por veces similar a los cuadros impresionistas, dándole a muchas composiciones un aspecto de esbozo e inacabado, lo que dejaba al espectador con más eficiencia solicitando que él mentalmente completase lo que le había sido presentado esquemáticamente. Se niegan las especifidades realistas y la primacía de la línea, el espacio tiene su perspectiva acortada creando una ambientación más cerrada, los escenarios de fondo son más simplificados privilegiando el primer plano, y se buscan efectos sugestivos de la atmósfera. La representación del vestuario, a pesar de ello, tiende a ser lo bastante real como para exhibir la suntuosidad de la tela y la riqueza de las joyas y los ornamentos usados por los modelos.[25][26]​ El color, aspecto central en el Rococó, era la preocupación de los artistas y se convirtió en un problema extremadamente complejo. Los libros destinados a los aficionados y principiantes en aquellos tiempos, en vez de proporcionar instrucciones graduales sobre las combinaciones de colores primarios, saltaban directamente a esquemas de mezcla con decenas y decenas de gradaciones, y el refinamiento en esta área, en el nivel profesional, fue naturalmente mucho más acentuado, hasta el desarrollo de una simbología propia que implicara cada tipo de tono.[27]

El Rococó sacro y monumental

La pintura rococó no fue un fenómeno exclusivamente doméstico y encontró un terreno fértil también en la decoración de edificios públicos e iglesias. En estos ambientes la pintura entraba como un elementos importante en la composición de una «obra de arte total», integrándose la arquitectura como un mobiliario y los objetos decorativos accesorios, como las cubiertas y estucos, con tal de comprobar la funcionalidad del espacio.[28]​ En Francia e Inglaterra, el Rococó asumió una forma estrictamente profana, sin embargo, en otras regiones católicas de Europa, pero de manera especial al sur de Alemania, dejó monumentos religiosos admirables,[29]​ al igual que en Brasil, donde los pintores de la región de Minas Gerais liderados por Mestre Ataíde formularon a través de un Rococó tardío y del sabor ingenuo, la primera escuela de pintura nacional, y constituyendo así, en opinión de Victor-Lucien Tapié, uno de los dos frutos más felices del estilo en la esfera religiosa.[30]

La preocupación de las élites ilustradas más desocupadas con la felicidad y el placer, acompañadas por un declive de influencia de la religión, que diseñaban una atmósfera rococó, podría, en una primera impresión, problematizar la aplicación del estilo para el arte religioso, que atendía antes las necesidades de las clases más bajas y cuya devoción no fuera en nada afectada por las costumbres desarraigadas de las élites. Las aparentes contradicciones de pronto fueron resueltas por los moralistas cristianos en asociación de felicidad deseada por los sentidos con la felicidad proporcionada por una vida virtuosa, afirmando que el placer humana es una de las dádivas de Dios e sugiriendo que el amor divino también es fuente de una especie de voluptuosidad sensorial. Con esta asociación de ideas, la religión, anteriormente agobiada por la noción de culpa y por las amenazas del fuego y la condenación eterna, asumió un tono optimista y positivo, originando una pintura ante la cual los files pudiesen rezar «una esperanza y una alegría» que sirviera de puente entre la felicidad terrenal y la celeste.[31]​ El Rococó, empleado en la decoración eclesiástica, formó parte del movimiento de secularización que la Iglesia católica venía experimentando desde el Barroco, eliminando diversos obstáculos entre lo sagrado y lo profano, sirviendo también como una nueva y más envolvente manera de celebrar los misterios de la fe, aun cuando su ornamentalismo fue también visto por algunos como una distracción de los propósitos primarios de la reunión sacramental.[32]

Escuelas regionales

Francia

 
Embarque para la isla de Citera (c. 1718) de Antoine Watteau, óleo sobre tela y pintura característica del Rococó en Francia. Actualmente en el Schloss Charlottenburg.

En Francia, el Rococó mostró su rostro más característico, con un tratamiento leve, galante y sensual de sus temáticas privilegiadas, la pastoral, seguida de las escenas alegóricas y de los retratos. Sus figuras se presentan ricamente vestidas, colocadas contra telones de fondo rural, jardines o parques, un modelo tipificado en Fête galante (fiesta elegante), ilustrada muy bien en la obra de Watteau, donde los aristócratas pasan su tiempo libre en entretenimientos sofisticados en una atmósfera soñadora y no desprovista o exenta de connotaciones eróticas, lo que recuerda el mundo idílico que supuestamente existió en la Antigüedad clásica. La pintura rococó es, ante todo, intimista y por ende no está destinada al público en general, sino que más bien su consumo fue dedicado a la nobleza ilustrada y ociosa de la burguesía más acomodada, teniendo un carácter eminentemente decorativo, reteniendo mucha inspiración de la literatura clásica. La técnica es sutil y tiende al virtuosismo, con pinceladas libres y que de cierta forma prefiguran el Impresionismo y una rica paleta de colores, con un predominio creciente de tonos claros, buscando efectos evocativos de la atmósfera.[33]

El decorativismo de la pintura rococó extrajo su esencia de la rica ornamentación común en muchas obras, de la profusión de detalles representados con minucia, del cromatismo sofisticado, de la riqueza de los trajes y escenarios, al punto de convertirse en un valor en sí mismo, en composiciones que vienen a perder su enfoque narrativo en medio del frenesí de la plasticidad pura, del atractivo sensorial inmediato.[34]​ En torno a una importante obra de Watteau, Embarque para la isla de Citera —considerada un paradigma de la estética del placer típico del Rococó, al tratarse de la isla de nacimiento de Venus—, Norman Bryson opina que el estilo del pintor ofrece un contenido narrativo lo suficientemente basto apenas para sugerir determinada lectura de la obra, mas no para agotarla, ya que establece un «vacío semántico» que inicia una práctica de disociación entre el texto de referencia y la pintura que ilustra, hecho que prefigura en cierta forma la modernidad, y que minimiza así la dependencia de la misma fuente literaria para la creación artística en otros campos,[35]​ al tiempo que —según Catherine Cusset— sustituye el contenido psicológico o metafísico por una «plétora de ideas».[36]

 
La Gamme d'Amour (c. 1717), de Antoine Watteau. Actualmente en la National Gallery.

En esta estética del placer y la sensualidad había un atractivo especial, pero que fungía no como un componente de la narrativa del erotismo puro, sino más bien, como una excusa para que los artistas exploraran los límites de la representación, originando una tangibilidad que suscitase una respuesta sensorial global más inmediata e intensa, cosa que era de los parámetros para la calificación de una obra de arte en aquel tiempo, inscribiéndose como una concepción más amplia de la vida donde el despreocupado placer de vivir era la tónica. Lo que sugiere de una forma muy explícita, que el complemento más atractivo a la fantasía del público la presenta como un todo, cosa que se considera ofensiva, siendo el erotismo en la pintura rococó mucho más penetrante y eficaz que en composiciones en las que se ha agotado el significado desde el principio por lo obvio en que se plantean las referencias directas.[37]​ A pesar de esta aura más dominante de la sugerencia y la insinuación, ejemplos de erotismo más crudo son encontrados, de forma especial en la obra de François Boucher, uno de los grandes maestros del Rococó, quien según Arnold Hauser tuvo fama y fortuna «pintando senos y nalgas» y así se acercó a un universo más popular, aunque también era capaz de permanecer en otras ocasiones dentro de los límites de la decencia pública y crear piezas de gran dignidad y delicado encanto.[38]

Otro de los grandes pintores franceses es Jean-Honoré Fragonard, alumno de Boucher y colorista experto, que continuó con la tradición de alegorías poéticas y sensuales de sus antecesores, pero siendo también apreciado por sus contemporáneos gracias a la enorme versatilidad que mostraba, adaptándose a las necesidades de una gran variedad de temas y géneros, acumulando enorme fortuna con la venta de sus obras con motivo de la pobreza generada tras la Revolución.[39]​ Durante la rehabilitación del Rococó en el siglo XIX fue llamado el «Querubín[40]​ de la pintura erótica», elogiado en altos términos por su capacidad de crear efectos de suspensión emocional y tensión sensual sin caer en lo indecoroso.[41]​ Por último, otros pintores que destacaron en el Rococó de Francia fueron: Jean-Marc Nattier, los tres Van Loo (Jean-Baptiste, Louis-Michel y Charles-André), Maurice-Quentin de la Tour, Jean-Baptiste Perronneau, François Lemoyne, Elisabeth Vigée-Le Brun, Jean-Baptiste Pater, Alexander Roslin y Nicolas Lancret entre muchos más.

Inglaterra

El sistema social inglés difería en varios puntos respecto al modelo continental. La aristocracia formada por los nobles y ricos comerciantes también tenía control del poder, aunque se esforzaba por implantar un sistema plenamente capitalista que originaba, a la vez que conseguía, la competencia de la burguesía, sabedores de que sus objetivos eran comunes y se identificaban con los del Estado, para beneficio propio y de la nación. No existía un aura mítica alrededor del «nacimiento noble», la estratificación social era más versátil, asociándose frecuentemente los plebeyos a la nobleza por medio del matrimonio, y los estratos más bajos mostraron un grupo bastante homogéneo que en la práctica es poco distinguido de la clase media. Otra característica distintiva era que los nobles eran quienes pagaban la mayor parte de los impuestos, a diferencia de Francia, en donde estos estaban exentos de todas estas tasas. Aunado a ello, en Inglaterra se había ido formando una considerable cantidad de lectores entre el populacho, mucho más informado sobre hechos generales, política y mismo arte que el de otras regiones, por medio de la creciente divulgación de libros y de la circulación de varios periódicos populares. Estos factores propiciaron en la sociedad inglesa una libertad de expresión desconocida en otros países de Europa, y que lo volverían uno de los países con mayor riqueza el siglo siguiente.[42]

 
Óleo sobre lienzo de La vida de un libertino (c. 1732-1735), obra hecha por William Hogarth. Actualmente en el Sir John Soane's Museum en Londres.

El Rococó inglés fue un producto importado de Francia, y desde su introducción se volvió una moda, aunque la recepción del estilo en Inglaterra no estuvo exenta de contradicciones, una vez que históricamente las relaciones entre los dos países fueron marcadas por conflictos. Las élites, sin embargo, aprovecharon un período de paz, supieron separar cuestiones políticas de las estéticas, visitaron Francia como turistas, incentivaron la migración de artistas franceses e importaron gran cantidad de objetos decorativos y piezas de arte rococó, mientras que el resto de la población tendía a enfrentar todo lo que era francés con desdén. Sobre esta base popular aparecieron escritores satíricos como Jonathan Swift, y artistas como William Hogarth, con series en lienzo y grabados de fuerte crítica social como La vida de un libertino y el Casamiento a la moda, expusieron sin censura en una obra robusta y francamente narrativa los vicios de la élite francófila. En términos temáticos se trataba de un caso asilado, y la reacción a su trabajo por la élite fue previsiblemente negativa, como un síntoma de los tiempos, formalmente su estilo personal le debe mucho a Francia.[43]​ El mercado de arte estaba completamente destinado al estilo extranjero, y los artistas locales tuvieron que afrontar la situación, adoptando ampliamente los principios del Rococó francés. Los géneros más populares en Inglaterra fueron el retrato[44]​ y las «pinturas de conversación», escenas donde se mostraban grupos de amigos o familiares envueltos en conversaciones, una tipología que refrescaba tanto el retratismo como el paisajismo, introducida por el inmigrante Philip Mercier y posiblemente inspirada en las Fêtes galantes de Watteau. El género fue cultivado también por Francis Hayman, Arthur Devis y Thomas Gainsborough, tal vez el más típico y brillante pintor del Rococó inglés.[45]​ Gainsborough practicó también el paisajismo puro, donde desarrolló un estilo de simplificación del escenario, de descripción inespecífica y teatralizada, y de la alteración de sus colores básicos y del sentido de perspectiva, artificialismos típicos del Rococó, además de haber dejado una importante labor en el campo del retrato.[46]​ También debemos mencionar el inmigrante alemán Johann Zoffany, dueño de un estilo original, creando escenarios complejos de interiores repletos de obras de arte y retratos de grupo,[47]​ y Thomas Lawrence, representante del Rococó tardío y retratista celebrado, cuya carrera se extendió hasta el Romanticismo, aunque sus obras tempranas destacan extraordinario encanto y gracia juvenil.[48]

Italia y Alemania

Aunque gran parte del Rococó germánico deriva directamente del francés, su principal fuente es el desarrollo del Barroco italiano, y en estos países la distinción entre ambos movimientos es más difícil y subjetiva.[49]​ En Italia, patria del Barroco, este estilo continuaba atendiendo las necesidades de sensibilidad local, y el modelo del Rococó francés no fue respetado en su esencia, puesto que se alteró su alcance temático y sus énfasis significantes, expresándose principalmente en la decoración monumental. En el campo de la pintura, el mayor auge ocurrió en Venecia, alrededor de la figura predominante de Giovanni Battista Tiepolo, célebre muralista que dejó obras importantes también al norte de los Alpes y en España. Su estilo personal era perfectamente una continuación del Barroco nativo, adoptando una paleta de colores leve y luminosa, construyendo formas vivaces, alegres y llenas de gracia y movimiento, que lo hicieron caer en la órbita del Rococó, a pesar de que su tono siempre es elevado y su temática muy a menudo abarcaba lo sagrado o glorificado. Otros nombres italianos dignos de nombrar son Corrado Giaquinto, Sebastiano Ricci, Francesco Guardi, Francesco Zugno, Giovanni Antonio Pellegrini, Giovanni Domenico Tiepolo, Michele Rocca y Pietro Longhi, con una temática muy variada de la escena doméstica al paisaje urbano, pasando por alegorías mitológicas y obras sagradas.[50]

Una de las principales figuras germánicas es Franz Anton Maulbertsch, activo en una vasta región de Europa Central y Oriental decorando numerosas iglesias, considerado como uno de los grandes maestros del fresco del siglo XVIII. Poseedor de un talento original, así como una de una técnica brillante y siendo un gran colorista, rompió los cánones académicos y desarrolló un estilo fuertemente personalista de difícil categorización, muchas veces comparado a Tiepolo por la elevada calidad de su obra.[51]​ Hacia el final del siglo, se desarrolló en Alemania una aversión por el supuesto exceso de artificialismo en el modelo rococó francés, al igual que ocurrió en algunos sectores del mundo artístico de Inglaterra -el mismo de la propia Francia-, y los nacionalistas alemanas recomendaban la adopción de modos sobrios, naturales e industriosos ingleses como un antídoto contra las «afectaciones teatrales» y la «suavidad de las falsas gracias» francesas.[52]​ También deben ser incluidos como maestros importantes del Rococó germánico monumental Johann Baptist Zimmermann, Antoine Pesne, Joseph Ignaz Appiani, Franz Anton Zeiller, Paul Troger, Franz Joseph Spiegler, Johann Georg Bergmüller, Carlo Carlone, entre muchos otros, que dejaron una marca en sus obras en palacios e iglesias.[53]

Pinturas del Rococó en Italia y Alemania
 
Giovanni Battista Tiepolo: Alegoría de los Planetas y de los Continentes, 1752.
 
Franz Anton Maulbertsch: Cristo y Dios Padre, 1758. Pintura iconográfica del movimiento Rococó en Alemania.
 
Paul Troger: Apoteosis de Carlos VI, 1739. Esta pintura fue hecha por Troger como decorativo para la abadía benedictina de Göttweig.

Otros ejemplos

En la bibliografía consultada son escasos los pintores rococó de real importancia en otros países, pero en algunos casos, más o menos aislados, merecen una mención especial: en España, la genial figura de Francisco de Goya difícilmente admite adscripción a un solo estilo, dada la amplitud y el carácter tan personal de su obra. No obstante, cabe señalar que los cartones para tapices que realizó y muchos de sus retratos se enmarcan en la estética rococó. En efecto, a partir de 1775, empezó a pintar cartones para la Real Fábrica de tapices en los que, siguiendo el gusto de la época, reflejó una temática costumbrista y popular. Del mismo modo, en sus retratos no idealiza los modelos, debiendo recordar que el retrato de la época se caracteriza precisamente por la reflexión indirecta e irónica, con una observación exacta del modelo y carente de juicio de valor, como puede verse en el autorretrato de William Hogarth, con el evidente paralelismo entre el autor y su perro, los autorretratos de Quentin de La Tour o la escultura de Voltaire de Jean-Antoine Houdon, en la que el filósofo aparece marchito, cínico y calvo, así como las pinturas de Ramón Bayeu. Como pintores del Rococó español, destacan Luis Meléndez y Luis Paret y Alcázar. El primero realizó retratos, especializándose posteriormente en bodegones. Por su parte, el segundo, es la más importante aportación española al estilo; pintó desde paisajes con figuras hasta escenas de género. También cabe mencionar la obra pictórica de Antonio Viladomat, Francesc Tramulles Roig y Francesc Pla.

Otros ejemplos del Rococó en los demás países son: en los Estados Unidos, John Singleton Copley; en Rusia, Dmitry Levitsky, Ivan Argunov y Fyodor Rokotov; en los Países Bajos, Rachel Ruysch y Jan van Huysum; en los Países Escandinavos, Carl Gustaf Pilo y Georges Desmarées;[53][54][55]​ en Portugal Vieira Portuense y Pedro Alexandrino de Carvalho, y en Brasil el ya citado Mestre Ataíde.

La fortuna crítica de la pintura del Rococó

El espíritu del Rococó comenzó a ser atacado a partir de la ascensión de la crítica inspirada por la filosofía ilustrada, como la practicada por Diderot, así como también por los ideales puritanos de la clase media, surgidos alrededor de mediados del siglo XVIII, esto trajo consigo censuras que desde entonces fueron aplicadas y estuvieron dirigidas sobre todo a su versión francesa o sus derivados más literales. El Rococó francés fue un estilo totalmente aristocrático, derivado de una sociedad que todavía tenía una rígida estratificación social y que representó la fase final del antiguo sistema económico feudal. La Ilustración cuestionó las bases de esta sociedad así como el modelo de civilización y cultura que proponía, disolvió las jerarquías y los modelos de patronato que alimentaron la pintura rococó, ya vista y calificada como frívola, afeminada, elitista y excesivamente ornamental, vio el mundo desde una perspectiva más equitativa, independientemente de las tradiciones, mitos y religiones, anuló los privilegios de cuna y estableció nuevos criterios para la adquisición del conocimiento, donde reinaba la claridad de la razón y de la demostración lógica y científica sobre las ambiguas y obscuras sutilezas de la opinión, del sentimiento y de lo metafísico.[56][57]

 
Jacques-Louis David: El juramento de los Horacios, 1784. Obra capital del Neoclasicismo ético, heroico y austero.

La clase media, a su vez, identificaba fácilmente el estilo Rococó como el rostro de la élite corrupta y disoluta que quería derrocar, y el arte que cultivaba y apreciaba, principalmente el de Chardin y Greuze, era diametralmente opuesto tanto en la forma y el contenido. Este proceso culminó en la Revolución Francesa y en el surgimiento del Neoclasicismo, con un regreso de ideales artísticos basados en valores de austeridad, piedad, civismo y ética, una reafirmación de los principios masculinos y una rehabilitación de la pintura históricamente moralizante, a expensas de la femeninamente graciosa, intimista y sensual del Rococó.[58][59]

Pero el eclipse del estilo fue muy breve. Superada la fase más rigurosa del neoclasicimo y recuperándose en cierto grado la estabilidad política europea tras la Revolución y el fracaso final de Napoleón Bonaparte, en la década de 1830, el arte Rococó volvió a la escena a través de la literatura de Gérard de Nerval, Théophile Gautier y otros autores, desilusionados con excesivo énfasis, puesto que consideraban, en la concepción de que el arte siempre debe ser producido con un propósito cívico o didáctico, y que el mundo había llegado a ser dominado por una burguesía inculta y carente de gusto. El grupo comenzó a desarrollar un estilo revivalista y nostálgico, inspirado en la literatura y pintura del siglo XVIII, y siguiendo un modo de vida semejante al de la antigua aristocracia, con sus salones y hábitos sofisticados, atrayendo la atención de otros escritores y poetas. Luego, su número se volvería considerable, dando origen a una subcorriente romántica en la literatura y artes visuales, llamada «Romanticismo fantasioso», que tendría gran aceptación popular entre la década de 1840 a 1850.[60]

 
El baño de Diana, de François Boucher (h. 1750, Museo del Louvre, París). El género mitológico se vuelve delicado y sensual.
 
Francisco de Goya: El parasol, 1777

Hacia finales del siglo XIX, el Rococó francés fue plenamente recuperado e instaurado como un patrimonio cultural nacional de Francia, junto con la rehabilitación de las artes decorativas en general. En esta fase se multiplicó la literatura crítica respecto al estilo, fueron instituidos museos para las artes decorativas, diversos monumentos del siglo XVIII fueron restaurados y la pintura Rococó volvió a ser aceptada como parte integrante de una concepción global de decoración de intereses, así como fue entendida en su origen. Este renovado entusiasmo por el Rococó culminó con su consagración en el Museo de Louvre en 1894, con la destinación de una sala enteramente dedicada al arte del siglo XVIII, donde se recrearon ambientes completos. También se estimuló una moda de objetos y paneles decorativos en estilo revivalista, y fue uno de los factores para el desarrollo de las artes aplicadas y de la artesanía de alta calidad de Art Nouveau, teniendo también un carácter simbólico de reaproximación de las élites heredadas de la nobleza con la burguesía de la Tercera República.[61]​ Al mismo tiempo, se rescató la importancia de Tiepolo como uno de los más destacados muralistas del siglo XVIII,[62]​ y a principios del siglo XX Oswald Spengler hizo un elogio emocional del arte Rococó en su trabajo La decadencia de Occidente.[63]

Mientras tanto, otros autores como Egon Friedell, quien escribió en el período de entreguerras, continuó considerando que el estilo era poco favorecedor.[64]​ Un nuevo interés por el Rococó surgió en la década de 1940 cuando Fiske Kimball publicó su importante estudio The Creation of the Rococo (1943), que trató de definir y describir el estilo en bases críticas cuidadosamente históricas, pero que más bien sirvió para generar una serie de nuevas cuestiones que trajeron a la luz inconsistencias en su definición. Todo ello, evidenció su complejidad y alimentó los debates académicos posteriores,[65]​ con grandes contribuciones de Arnold Hauser en la década de 1950, apreció el estilo de una forma más profunda y comprensiva gracias a las ideas Marxistas, y de Philippe Minguet y Russell Hitchcock en la década de 1960, centrándose estos en los conjuntos arquitectónicos,[66]​ así como Victor Tapiè y Myriam Oliveira quienes acreditaron que en las décadas del 70 en adelante hubo una regresión en la búsqueda de conceptos ya superados, y particularmente muestran como ejemplos los enfoques de Germain Bazin, Anthony Blunt, Yves Bottineau y Georges Cattaui, que delimitaron el tema al Barroco, contradiciendo así las ideas pre-Kimball.[67][68]

Lo que está claro es que todavía existe mucha polémica y contradicciones en los estudios sobre el Rococó, aunque de una forma la crítica más o menos concuerda en ver en la filosofía subyacente de la pintura Rococó elementos de superficialidad, elitismo, hedonismo y alienación, aun cuando destacan que estos aspectos no cuentan toda la historia y que se aferran a ellos a partir de supuestos morales modernos que pueden impedir al público reconocer su valor como arte por derecho propio y como vehículo de significados importantes para la clase que gobernó en Europa durante el siglo XVIII, hecho que basta por sí para atribuirle gran interés histórico y documental. También se admite ampliamente que en sus mejores momentos, la pintura Rococó alcanza niveles muy altos de excelencia técnica, es difícil incluso para los moralistas más empedernidos ser insensibles a su encanto y su riqueza plástica, así como a la capacidad de sus autores.[69][70][71]​ Otro punto positivo de la pintura Rococó fue detectado en la reformulación y suavización de la iconografía cristiana, traduciendo los elementos de la fe y retratando sus mártires y santos dentro de una moldura menos pesada y opresiva de aquella producida durante el Barroco, permitiendo el nacimiento de una devoción más jovial y optimista, menos cargada de culpa, y que reconciliaba la naturaleza con lo divino.[72]​ Al mismo tiempo, su índole personalista, su curiosidad por lo novedoso y exótico, así como su rechazo del Academismo representaron un movimiento en dirección a la libertad y creación espontánea, tan apreciadas hoy en día, y que eran considerados criterios legítimos de evaluación de una obra de arte en aquellos tiempo. De hecho, la misma concepción poseía Alexander Pope al «declarar que algunas bellezas no pueden ser explicadas en preceptos», y que «hay gracias sin nombre que ningún método enseña, y que sólo la mano de un maestro puede lograr», cualidades que sólo podían ser juzgadas por el «gusto», un elemento sutil que el propio Voltaire no compartía y «un discernimiento rápido, una percepción súbita que, como las sensaciones del paladar, anticipan la reflexión, acepta lo que da una impresión voluptuosa y rara y rechaza lo que parece grosero y desagradable».[70]

En contraste, para una mejor comprensión de la pintura del Rococó es necesario que primero percibamos claramente que no sólo se limita a Francia, aunque allí haya mostrado ser más plena, típica y esencialmente y sea la referencia básica de todo el estilo, pero se expresó de una gran variedad de formas en una vasta área del Occidente, adaptándose a otras demandas y reflejando experiencias vitales y visiones del mundo muy diversificadas, y según, cuando analizamos sus aspectos más difíciles, más paradójicos y más propensos a las críticas, tratábamos de penetrar en la filosofía que direccionaba aquel arte de encantos y fantasías, de juegos visuales e intelectuales y alusiones veladas, que prestigiaba la educación y el refinamiento contra lo que se creía grosero e inculto, y expresaba una voluptuosidad y una alegría auténtica para hechos simples de vivir en una situación confortable, lo que, si era prerrogativo de pocos en su tiempo, como sabemos, hoy se volvió un patrimonio de todos a través de su legado artístico. Por lo que no hará daño recordar la advertencia de Locke, que prácticamente apunta al lado artificial de toda representación y para la necesidad de aceptar las reglas propuestas en cada juego artístico de modo que sea satisfactorio:

«Es vano tratar de encontrar fallas en las artes del engaño, donde las personas tienen placer de ser engañadas.»[73]

Pintores del Rococó

Fuentes

Referencias

  1. Rococo style. Encyclopaedia Britannica Online. Accedido el 4 de mayo de 2009.
  2. COHEN, George M. (ed). The Essentials of Art History. Research & Education Association, 1995. pp. 111-112.
  3. OLIVEIRA, Myriam A. Rococó religioso no Brasil e seus antecedentes europeus Cosac Naify Edições, 2005. p. 43.
  4. ZAGALA, Stephen. Aesthetics: a place I've never seen. In MASSUMI, Brian (ed). A shock to thought: expression after Deleuze and Guattari. Routledge, 2002. p. 34
  5. KLEINER, Fred. Gardner's Art Through the Ages: A Global History. Cengage Learning EMEA, 2008. Vol. II. pp. 751-752.
  6. PLAX, Julie-Anne Interpreting Watteau across the Centuries. In SHERIFF, Mary (ed). Antoine Watteau: Perspectives on the Artist and the Culture of his Time. University of Delaware Press, 2006. pp. 34-35.
  7. MELVILLE, Stephen W. Philosophy beside itself: on deconstruction and modernism. Manchester University Press ND, 1986. pp. 8-ss.
  8. NICI, John B. Barron's AP Art History. Barron's Educational Series, 2008. p. 333.
  9. KLEINER, Fred. pp. 751-752
  10. BOER, Inge. Culture as a gendered battleground: The patronage of Madame de Pompadour. In AKKERMAN, Tjitske & STUURMAN, Sip. Perspectives on feminist political thought in European history. Routledge, 1998. pp. 118-119
  11. WETTLAUFER, Alexandra. Pen vs. paintbrush. Palgrave Macmillan, 2001. pp. 48-49
  12. HAUSER, Arnold. The social history of art. Routledge, 1951-1999. Vol. III, pp. 1-11.
  13. HAUSER, Arnold. pp. 11-12.
  14. HAUSER, Arnold. p. 14.
  15. HYDE, Vernon. The death of the baroque and the rhetoric of good taste. Cambridge University Press, 2006. pp. 61-63.
  16. HAUSER, Arnold. pp. 14-18; 28
  17. HYDE, Vernon. pp. 68-69
  18. CRASKE, Matthew. Art in Europe, 1700-1830: a history of the visual arts in an era of unprecedented urban economic growth. Oxford University Press, 1997. p. 145
  19. CRASKE, Matthew. p. 145
  20. CRASKE, Matthew. p. 145-146
  21. CRASKE, Matthew. pp. 151; 158
  22. MILAN, Jennifer. Miming Play: Picturing Amusement in Rococo Decorative Panels and Garden Design. In CAVANAUGH, Alden. Performing the "everyday": the culture of genre in the eighteenth century. University of Delaware Press, 2007. p. 47
  23. BARBUDO, Maria Isabel. . E-Dicionário de Termos Literários
  24. MELVILLE, Stephen W. pp. 8-9
  25. OGÉE, Frédéric. Sterne and Fragonard: Escapades of Death. In WAGNER, Peter (ed). Icons - Texts - Iconotexts: Essays on Ekphrasis and Intermediality. Walter de Gruyter, 1996. pp. 144-145
  26. SMITH, Bernard. Modernism's history. UNSW Press, 1998. p. 58
  27. PAVEY, Don. Colour and Humanism: Colour Expression Over History. Universal-Publishers, 2003. pp. 9-11
  28. KLEINER, Fred. p. 752
  29. FORSTER, Marc R. Catholic revival in the age of the baroque. Cambridge University Press, 2001. p. 82
  30. OLIVEIRA, Myriam A. pp. 43; 279-293
  31. OLIVEIRA, Myriam A. pp. 53-55
  32. VOSKO, Richard. Worship Environments: Between No More and Not Yet. In BERNSTEIN, Eleanor & CONNELL, Martin (eds). Traditions and Transitions: Notre Dame Pastoral Liturgy Conference. Liturgy Training, 1998. p. 184
  33. NICI, John B. p. 333
  34. CUSSET, Catherine. Watteau: The Aesthetics of Pleasure. In WAGNER, Peter (ed). Icons - Texts - Iconotexts: Essays on Ekphrasis and Intermediality. Walter de Gruyter, 1996. pp. 125-126
  35. In CUSSET, Catherine. p. 127
  36. CUSSET, Catherine. p. 133
  37. OGÉE, Frédéric. pp. 138; 144-145
  38. HAUSER, Arnold. p. 30
  39. GOODMAN, Elise. Art and culture in the eighteenth century. University of Delaware Press, 2001. pp. 44-45
  40. Cherubino es un personaje de la ópera de Mozart As Bodas de Figaro, um típico jovem ardente e sedutor sempre pronto para amar todas as damas que se lhe cruzam o caminho.
  41. OGÉE, Frédéric. pp. 146-148
  42. HAUSER, Arnold. pp. 35-38
  43. RIDING, Christine. Foreign artists and craftsmen and the introduction of the Rococo style in England. In VIGNE, Randolph & LITTLETON, Charles (eds). From strangers to citizens: the integration of immigrant communities in Britain, Ireland, and colonial America, 1550-1750. Sussex Academic Press, 2001. pp. 133-ss
  44. Western Painting: Late Baroque and Rococo: Britain: 18th century. Encyclopædia Britannica Online. 06 May. 2009
  45. RIDING, Christine. pp. 136-ss
  46. ASFOUR, Amal & WILLIAMSON, Paul. Gainsborough's vision. Liverpool University Press, 1999. pp. 54-56
  47. John Zoffany. Encyclopædia Britannica Online. 06 May. 2009
  48. Sir Thomas Lawrence. Encyclopædia Britannica Online. 06 May. 2009
  49. HONOUR, Hugh & FLEMING, John. A world history of art. Laurence King Publishing, 2005
  50. OLIVEIRA, Myriam A., p. 44
  51. KAUFMANN, Thomas DaCosta. Painterly enlightenment: The art of Franz Anton Maulbertsch. University of North Carolina Press, 2005. pp. 3-ss
  52. CRASKE, Matthew. p. 161
  53. Western Painting: Late Baroque and Rococo. Encyclopædia Britannica Online. Fecha de consulta: 7 de mayo de 2009
  54. Francisco de Goya. Encyclopædia Britannica Online. 06 May. 2009
  55. Francisco Bayeu. Encyclopædia Britannica Online. 06 May. 2009
  56. KLEINER, Fred. pp. 757-758
  57. FRIEDELL, Egon. A Cultural History of the Modern Age: Baroque, Rococo and Enlightenment. Transaction Publishers, 1927-1931/2009. Vol. II, pp. 136-137
  58. WETTLAUFER, Alexandra. pp. 48-55
  59. IVERSEN, Margaret. Spectators of Postmodern art: From Minimalism to Feminism. In BARKER, Francis; HULME, Peter & IVERSEN, Margaret (eds). Postmodernism and the re-reading of modernity. Manchester University Press ND, 1992. p. 186
  60. PLAX, Julie-Anne. pp. 34-35
  61. SILVERMAN, Debora L. Art nouveau in fin-de-siècle France. University of California Press, 1992. pp. 142-158
  62. SALYS, Rimgaila. Olesha's Envy: a critical companion. Northwestern University Press, 1999. pp. 117-118
  63. SPENGLER, Oswald. The decline of the West. Oxford University Press US, 1918-1923/1991. p. 152
  64. FRIEDELL, Egon. pp. 136-137
  65. CRASKE, Matthew. pp. 7-9
  66. CONTI, Alessandro et alii. L'arte. Critica e conservazione. Editoriale Jaca Book, 193. p. 393
  67. TAPIÈ, Victor-Lucien. Barrocco e classicismo. Vita e Pensiero, 1998. p. 353
  68. OLIVEIRA, Myriam A. pp. 19-20
  69. CUNNINGHAM, Lawrence S. & REICH, John J. Culture and values. Cengage Learning, 2005. p. 416
  70. HONOUR, Hugh & FLEMING, John
  71. HIGHNAM, David. Crébillon Fils in Context: The Rococo Ethos in French Literature in the Early 18th Century. In University of South Carolina. Authors and their centuries. Rodopi, 1975. pp. 82-84
  72. OLIVEIRA, Myriam A. pp. 51-55
  73. In CRASKE, Matthew. p. 152

Bibliografía

  • Azcárate Ristori, J. M.ª, y otros, Historia del arte, Ed. Anaya, 1986. ISBN 84-207-1408-9
  • Baur, E.-G., «El rococó y el neoclasicismo » en Los maestros de la pintura occidental, Taschen, 2005, ISBN 3-8228-4744-5
  • Carrassat, P.F.R. y Marcadé, I., Movimientos de la pintura, Spes Editorial, S.L., 2004. ISBN 84-8332-596-9.
  • Laneyre-Dagen, N., Leer la pintura, Spes Editorial, S.L., 2005. ISBN 84-8332-598-5.
  •   Datos: Q5668507

pintura, rococó, pintura, rococó, desarrolló, largo, siglo, xviii, toda, europa, partiendo, francia, cuna, este, estilo, origen, aristocrático, dividió, principio, campos, nítidamente, diferenciados, como, parte, producción, artística, documento, visual, intim. La pintura rococo se desarrollo a lo largo del siglo XVIII por toda Europa partiendo de Francia cuna de este estilo de origen aristocratico y se dividio en un principio en dos campos nitidamente diferenciados como parte de la produccion artistica es un documento visual intimista y despreocupado del modo de vida y de la concepcion del mundo de las elites europeas del siglo XVIII en tanto tambien como una adaptacion de elementos constituyentes del estilo a la decoracion monumental de las iglesias y palacios sirvio como medio de glorificacion de la fe y del poder civil El estilo Rococo nacio en Paris durante la regencia del duque de Orleans en la minoria de edad de Luis XV como una reaccion de la aristocracia francesa contra el Barroco suntuoso palacial y solemnemente practicado en el periodo de Luis XIV Se caracterizo por su indole hedonista y aristocratica y se manifesto en la delicadeza elegancia sensualidad y gracia y en la preferencia de temas blandos y sentimentales donde las lineas curvas los colores claros y la asimetria jugaban un papel fundamental en la composicion de la obra Desde Francia tuvo un gran auge y asumio sus caracteristicas mas tipicas y donde mas tarde seria reconocido como patrimonio nacional el Rococo logro difundirse por toda Europa alterando significativamente sus propositos pero manteniendo el modelo frances apenas en su forma externa con escuelas importantes en Alemania Inglaterra Austria e Italia con alguna representacion tambien en otros lugares como la peninsula iberica los paises eslavos y nordicos llegando incluso hasta el continente americano 1 2 3 Jean Honore Fragonard El columpio 1766 En un principio la Ilustracion comenzo bajo la representacion del Barroco puesto que durante anos el estilo del clasicismo frances habia dominado la creacion de obras de los artistas Los pintores representaron las costumbres y actitudes de una sociedad en busca de la felicidad la alegria de vivir y de los placeres sensuales los mas representativos de esta etapa fueron Francois Boucher Antoine Watteau y Jean Honore Fragonard artistas que mezclaron en sus imagenes y trabajos lo erotico lo ludico y lo mundano de las imagenes asi como tambien lo galante de cada una de ellas por este motivo las obras de Boucher Watteau y Fragonard asi como las de sus inmediatos discipulos y epigonos cuyo eco llega al neoclasicista Ingres reciben en su conjunto dentro de la critica de arte el nombre de pintura galante especialmente cuando los temas resaltan al desnudo en ambientes ambitos o contextos de riqueza A pesar de su valor como obra de arte autonoma la pintura del Rococo era concebida muchas veces como parte integrante de un concepto global de decoracion de interiores 4 A mediados del siglo XVIII el Rococo comenzo a ser criticado por la nueva corriente neoclasica la burguesia y la Ilustracion y sobrevivio hasta la Revolucion Francesa cuando este movimiento cayo en descredito completo acusado de ser superficial frivolo inmoral y puramente decorativo 5 A partir de la decada de 1830 volvio a ser calificado y reconocido como testimonio importante de una determinada fase de la cultura europea y del estilo de vida de un estatus social especifico y como un bien valioso por su merito artistico unico y propio dando por consiguiente el planteamiento de cuestiones acerca de la estetica que mas tarde florecieron y se convirtieron en tematicas centrales del arte moderno 6 7 Indice 1 Origenes del estilo 1 1 El Rococo sacro y monumental 2 Escuelas regionales 2 1 Francia 2 2 Inglaterra 2 3 Italia y Alemania 2 4 Otros ejemplos 3 La fortuna critica de la pintura del Rococo 4 Pintores del Rococo 5 Fuentes 5 1 Referencias 5 2 BibliografiaOrigenes del estilo EditarArticulo principal Pintura barroca Vease tambien Barroco Nicolas Lancret La Tierra c 1730 El Rococo se desarrollo a partir de la creciente libertad de pensamiento que nacio en Francia durante el siglo XVIII 8 La muerte de Luis XIV en 1715 abrio el espacio para un flexibilizacion de la cultura francesa hasta entonces fuertemente ceremonial y dominada por representaciones que objetivaban por encima de todo la alabanza del rey y de su poder y se manifestaban de forma grandilocuente y pomposa La desaparicion de la propia personificacion del absolutismo propicio a la nobleza recuperar parte del poder y la influencia hasta entonces centrada en la persona del monarca se produjo el abandono de la corte de Versalles moviendose mucho de los nobles hacia sus propiedades ubicadas en el interior en tanto otros se movian a sus mansiones en Paris que se volvieron el centro de la cultura de los salones reuniones sociales sofisticadas brillantes y hedonistas que acontecieron entre discusiones literarias y artisticas Este fortalecimiento de la nobleza hizo que esta se convirtiera entonces en el principal mecenas 9 En estos salones se formo la estetica del Rococo la cual vario del interes por la pintura historica que era el genero anteriormente mas prestigioso y que invocaba un sentido etico civico y heroico tipicamente masculino a la pintura de las escenas domesticas y campestres o de alegorias amenas inspiradas en los mitos clasicos donde muchos identificaban la prevalencia del universo femenino En este sentido tuvo un creciente impacto el papel desempenado por las mujeres en la sociedad durante esta fase se asumio una fuerza en la politica en toda Europa y origino que se volviesen asi generosas patronas de arte y formadoras de gusto tal es el caso de la amantes reales Madame de Pompadour y Madame du Barry de las emperatrices Catalina la Grande y Maria Teresa I de Austria quienes organizaron varios salones importantes al ejemplo de Madame Geoffrin de Madame d Epinay y de Madame de Lespinasse entre muchas otras 10 11 Mientras tanto en varios aspectos el Rococo es una simple continuacion o en realidad una culminacion de los valores del Barroco el gusto por lo esplendido por el movimiento y por la asimetria la frecuente alusion a la mitologia grecorromana la inclinacion emocional la pretension ostentatoria y el convencionalismo con el fin de cumplir los criterios pre establecidos y aceptados consensualmente La pintura del Rococo ilustra ademas en su version primeriza la division social que desembocaria en la Revolucion Francesa y representa el ultimo bastion simbolico de resistencia de una elite distante de los problemas y los intereses comunes del pueblo la cual se veia cada vez mas amanezada por la ascension de la clase media que se educaba y comenzaba a dominar la economia y ocupaba importantes sectores del mercado del arte y de la cultura en general Con esto se determino un surgimiento paralelo de una corriente estilistica mas bien realista y austera cuya tematica era totalmente burguesa y popular ejemplificada por artistas como Jean Baptiste Greuze y Jean Baptiste Chardin y que fue virtualmente ignorada por el universo rococo con pocas excepciones pero que en ultima instancia terminarian por ser una de las causas del debacle a finales del siglo XVIII 12 Jean Baptiste Chardin La lavandera 1735 Un ejemplo de la corriente contemporanea mas opuesta al Rococo En un periodo en el que las antiguas tradiciones comenzaban a disolverse la pintura rococo representa una oposicion a la doctrina academica que tentaba al igual que durante el alto Barroco y en especial en Francia imponer un modelo artistico clasicista como un principio permanente y universalmente valido cuya autoridad era colocada por encima de cuestionamientos de la misma forma que la teoria politica validaba el absolutismo En esta ola de liberalismo y relativismo el arte comenzaba a ser visto como apenas uno mas de entre tantas cosas sujetas a las oscilaciones de la moda y del tiempo una opinion que seria inconcebible hasta poco antes Como resultado las inclinaciones de la epoca tienden a lo humano y sentimental dirigiendo la produccion no para heroes o semidioses sino para la gente comun con sus debilidades y en busca del placer Se abandono la representacion del poderio y de la grandeza y el publico de la pintura rococo procuro ver antes la belleza el amor la gracia y lo atractivo con exclusion de toda retorica y dramatismo 13 Para ello la tradicion clasica ademas de ser una referencia ofrecio para la inspiracion de los artistas un cuerpo de temas bastante atractivos y adecuados para la mentalidad hedonista y refinada de las elites quienes rechazaban cualquier austeridad y reinterpretacion del pasado clasico sobre la luz de la Arcadia ideal y bucolica de la fantasia de una Edad Dorada donde la naturaleza y la civilizacion la sensualidad e inteligencia belleza y espiritualidad se identificaban armoniosamente Ni esta tematica ni esta interpretacion eran de hecho novedades existian desde el Imperio Romano y permanecieron presentes en la cultura occidentales casi sin interrupcion desde su origen tanto como simples artificios romanticos y poeticos como recursos de fuga psicologica cuando los tiempos se mostraban hostiles o excesivamente sofisticados volviendose por ello un simbolo poderoso de la libertad 14 15 En el periodo del Rococo la nota innovadora fue que del mundo de los pastores arcadios y de los dioses del panteon greco latino se mantuvo practicamente el telon de fondo del entorno natural describiendo esto natural a menudo como un jardin cultivado y los protagonistas del momento eran los propios aristocratas y los burgueses enriquecidos con todo y su indumentaria participando en conversaciones brillantes y cuyo heroismo se resumia en una conquista amorosa encarnando la idea pastoral mas de acuerdo con las convenciones de un teatro social En representacion asi como el Barroco era verboso el Rococo fue pastoral y breve a pesar de la singularidad del paisaje la pintura es formalmente una acumulacion de discontinuidades y todo lo que da el efecto de la atmosfera y la unidad no es la descripcion De esta forma el Rococo aparece como el vinculo entre el clasicismo formal del barroco tardio y el pre romanticismo sentimental de la clase media 16 17 Obra sin titulo pero acunada como La vendedora de camarones o La vendedora de quisquillas ca 1740 1745 de William Hogarth Este universo fantasioso se alineaba tambien a las concepciones de la epoca en cuanto al caracter ilusorio del arte Para la critica de aquel tiempo el placer que el arte podia proporcionar solo es posible cuando el espectador acepta los terminos del juego y se somete a ser enganado por una especie de magia 18 La problematica envuelta en la ilusion artistica no era inedita y la cuestion de si una actividad basada en la imitacion y el engano de los sentidos puede ser moralmente justificada o ser digna de la atencion intelectual acompano el pensamiento europeo desde los cuestionamientos de Platon Socrates y Aristoteles en la Antigua Grecia 19 Durante el siglo XVIII este topico asumio un nuevo color en la busca deliberada con el fin de confundir y enganar al publico removiendolo de la circunstancialidad y de lo concreto para lanzarlo en el ambiguo mundo del teatro y la representacion con fluidez una practica que de lo contrario no encontraria un apoyo unanime y seria criticado por muchos moralistas preocupados con la disolucion concomitante del sentido de la realidad y la firmeza de los valores eticos incentivados por estas pinturas De esta forma no todos los artistas se planteaban el mismo objetivo Pintores importantes de la epoca participaron de manera mas activa en la idea de reformar y moralizar el arte como William Hogarth y Francisco de Goya se esforzaron por sobrepasar las convenciones del ilusionismo y auxiliar al publico a restaurar como afirma Matthew Craske la claridad de su vision 20 Asi se encontraron posiciones con varios grados de aproximacion o distanciamiento de la realidad objetiva una dialectica que le dio mucha fuerza a la creatividad de este periodo Es importante asimilar que de acuerdo con la cultura sofisticada de la aristocracia la civilizacion era un fenomeno necesariamente artificial y se esperaba que un espectador educado y pulido supiese hacer las distinciones sutiles entre lo real y lo ficticio asi como capaz de lidiar con las complejidades del arte y demostrar ser capaz de defender la charlataneria gruesa y el ilusionismo barato indicando el cultivo de su intelecto y su bagaje academico 21 Otra contribucion importante para la formulacion de la estetica del Rococo fue el establecimiento del concepto de el arte por y para el arte iniciado por Alexander Baumgarten en 1750 y profundizado por Kant en la decada siguiente Este afirmaba que el principal objetivo del arte era complacer y no una utilidad concibiendo la experiencia estetica como surgimiento de la contemplacion de la belleza de un objeto y entendida como la estimulacion sensual de los pensamientos indiferentes desprovistos de utilidad o proposito y desvinculados de lo moral Para Kant la belleza ideal no se declara completamente sino que se encuentra constantemente suscitando ideas sin agotarlas Asi el significado no esta en la determinacion de un concepto cualquiera sino en el dialogo incesante entre la imaginacion y el entendimiento Por ello califica el arte como un juego serio viendo en este aspectos de la lucidez como la libertad o el desinteres 22 23 De esta forma el Rococo plantea definitivamente en el arte occidental la cuestion del esteticismo aun con la ambiguedad que rodea su metodo representativo y sus principales objetivos dejando en claro la convencion primordial de que la pintura existe existe tanto para un observador como para ser observada pero trayendo consigo un grave problema para las generaciones futuras segun Stephen Melville decir que lo que le sucede a un espectador de una pintura es fundamentalmente diferente de lo que sucede a una persona que mira un fondo de pantalla o un paisaje por la ventana elemento dialectico que se volveria crucial para la discusion y validacion moderna del arte en si asi como su hacer y su entender y la autonomia misma de la estetica que aun no han sido resueltos satisfactoriamente 24 Tecnicamente la pintura rococo tuvo una mayor libertad de expresion a diferencia de la pintura barroca o academica La pincelada es nitida y desarrollada con la creacion de texturas y de un efecto por veces similar a los cuadros impresionistas dandole a muchas composiciones un aspecto de esbozo e inacabado lo que dejaba al espectador con mas eficiencia solicitando que el mentalmente completase lo que le habia sido presentado esquematicamente Se niegan las especifidades realistas y la primacia de la linea el espacio tiene su perspectiva acortada creando una ambientacion mas cerrada los escenarios de fondo son mas simplificados privilegiando el primer plano y se buscan efectos sugestivos de la atmosfera La representacion del vestuario a pesar de ello tiende a ser lo bastante real como para exhibir la suntuosidad de la tela y la riqueza de las joyas y los ornamentos usados por los modelos 25 26 El color aspecto central en el Rococo era la preocupacion de los artistas y se convirtio en un problema extremadamente complejo Los libros destinados a los aficionados y principiantes en aquellos tiempos en vez de proporcionar instrucciones graduales sobre las combinaciones de colores primarios saltaban directamente a esquemas de mezcla con decenas y decenas de gradaciones y el refinamiento en esta area en el nivel profesional fue naturalmente mucho mas acentuado hasta el desarrollo de una simbologia propia que implicara cada tipo de tono 27 El Rococo sacro y monumental Editar La pintura rococo no fue un fenomeno exclusivamente domestico y encontro un terreno fertil tambien en la decoracion de edificios publicos e iglesias En estos ambientes la pintura entraba como un elementos importante en la composicion de una obra de arte total integrandose la arquitectura como un mobiliario y los objetos decorativos accesorios como las cubiertas y estucos con tal de comprobar la funcionalidad del espacio 28 En Francia e Inglaterra el Rococo asumio una forma estrictamente profana sin embargo en otras regiones catolicas de Europa pero de manera especial al sur de Alemania dejo monumentos religiosos admirables 29 al igual que en Brasil donde los pintores de la region de Minas Gerais liderados por Mestre Ataide formularon a traves de un Rococo tardio y del sabor ingenuo la primera escuela de pintura nacional y constituyendo asi en opinion de Victor Lucien Tapie uno de los dos frutos mas felices del estilo en la esfera religiosa 30 La preocupacion de las elites ilustradas mas desocupadas con la felicidad y el placer acompanadas por un declive de influencia de la religion que disenaban una atmosfera rococo podria en una primera impresion problematizar la aplicacion del estilo para el arte religioso que atendia antes las necesidades de las clases mas bajas y cuya devocion no fuera en nada afectada por las costumbres desarraigadas de las elites Las aparentes contradicciones de pronto fueron resueltas por los moralistas cristianos en asociacion de felicidad deseada por los sentidos con la felicidad proporcionada por una vida virtuosa afirmando que el placer humana es una de las dadivas de Dios e sugiriendo que el amor divino tambien es fuente de una especie de voluptuosidad sensorial Con esta asociacion de ideas la religion anteriormente agobiada por la nocion de culpa y por las amenazas del fuego y la condenacion eterna asumio un tono optimista y positivo originando una pintura ante la cual los files pudiesen rezar una esperanza y una alegria que sirviera de puente entre la felicidad terrenal y la celeste 31 El Rococo empleado en la decoracion eclesiastica formo parte del movimiento de secularizacion que la Iglesia catolica venia experimentando desde el Barroco eliminando diversos obstaculos entre lo sagrado y lo profano sirviendo tambien como una nueva y mas envolvente manera de celebrar los misterios de la fe aun cuando su ornamentalismo fue tambien visto por algunos como una distraccion de los propositos primarios de la reunion sacramental 32 Escuelas regionales EditarFrancia Editar Embarque para la isla de Citera c 1718 de Antoine Watteau oleo sobre tela y pintura caracteristica del Rococo en Francia Actualmente en el Schloss Charlottenburg En Francia el Rococo mostro su rostro mas caracteristico con un tratamiento leve galante y sensual de sus tematicas privilegiadas la pastoral seguida de las escenas alegoricas y de los retratos Sus figuras se presentan ricamente vestidas colocadas contra telones de fondo rural jardines o parques un modelo tipificado en Fete galante fiesta elegante ilustrada muy bien en la obra de Watteau donde los aristocratas pasan su tiempo libre en entretenimientos sofisticados en una atmosfera sonadora y no desprovista o exenta de connotaciones eroticas lo que recuerda el mundo idilico que supuestamente existio en la Antiguedad clasica La pintura rococo es ante todo intimista y por ende no esta destinada al publico en general sino que mas bien su consumo fue dedicado a la nobleza ilustrada y ociosa de la burguesia mas acomodada teniendo un caracter eminentemente decorativo reteniendo mucha inspiracion de la literatura clasica La tecnica es sutil y tiende al virtuosismo con pinceladas libres y que de cierta forma prefiguran el Impresionismo y una rica paleta de colores con un predominio creciente de tonos claros buscando efectos evocativos de la atmosfera 33 El decorativismo de la pintura rococo extrajo su esencia de la rica ornamentacion comun en muchas obras de la profusion de detalles representados con minucia del cromatismo sofisticado de la riqueza de los trajes y escenarios al punto de convertirse en un valor en si mismo en composiciones que vienen a perder su enfoque narrativo en medio del frenesi de la plasticidad pura del atractivo sensorial inmediato 34 En torno a una importante obra de Watteau Embarque para la isla de Citera considerada un paradigma de la estetica del placer tipico del Rococo al tratarse de la isla de nacimiento de Venus Norman Bryson opina que el estilo del pintor ofrece un contenido narrativo lo suficientemente basto apenas para sugerir determinada lectura de la obra mas no para agotarla ya que establece un vacio semantico que inicia una practica de disociacion entre el texto de referencia y la pintura que ilustra hecho que prefigura en cierta forma la modernidad y que minimiza asi la dependencia de la misma fuente literaria para la creacion artistica en otros campos 35 al tiempo que segun Catherine Cusset sustituye el contenido psicologico o metafisico por una pletora de ideas 36 La Gamme d Amour c 1717 de Antoine Watteau Actualmente en la National Gallery En esta estetica del placer y la sensualidad habia un atractivo especial pero que fungia no como un componente de la narrativa del erotismo puro sino mas bien como una excusa para que los artistas exploraran los limites de la representacion originando una tangibilidad que suscitase una respuesta sensorial global mas inmediata e intensa cosa que era de los parametros para la calificacion de una obra de arte en aquel tiempo inscribiendose como una concepcion mas amplia de la vida donde el despreocupado placer de vivir era la tonica Lo que sugiere de una forma muy explicita que el complemento mas atractivo a la fantasia del publico la presenta como un todo cosa que se considera ofensiva siendo el erotismo en la pintura rococo mucho mas penetrante y eficaz que en composiciones en las que se ha agotado el significado desde el principio por lo obvio en que se plantean las referencias directas 37 A pesar de esta aura mas dominante de la sugerencia y la insinuacion ejemplos de erotismo mas crudo son encontrados de forma especial en la obra de Francois Boucher uno de los grandes maestros del Rococo quien segun Arnold Hauser tuvo fama y fortuna pintando senos y nalgas y asi se acerco a un universo mas popular aunque tambien era capaz de permanecer en otras ocasiones dentro de los limites de la decencia publica y crear piezas de gran dignidad y delicado encanto 38 Otro de los grandes pintores franceses es Jean Honore Fragonard alumno de Boucher y colorista experto que continuo con la tradicion de alegorias poeticas y sensuales de sus antecesores pero siendo tambien apreciado por sus contemporaneos gracias a la enorme versatilidad que mostraba adaptandose a las necesidades de una gran variedad de temas y generos acumulando enorme fortuna con la venta de sus obras con motivo de la pobreza generada tras la Revolucion 39 Durante la rehabilitacion del Rococo en el siglo XIX fue llamado el Querubin 40 de la pintura erotica elogiado en altos terminos por su capacidad de crear efectos de suspension emocional y tension sensual sin caer en lo indecoroso 41 Por ultimo otros pintores que destacaron en el Rococo de Francia fueron Jean Marc Nattier los tres Van Loo Jean Baptiste Louis Michel y Charles Andre Maurice Quentin de la Tour Jean Baptiste Perronneau Francois Lemoyne Elisabeth Vigee Le Brun Jean Baptiste Pater Alexander Roslin y Nicolas Lancret entre muchos mas Inglaterra Editar El sistema social ingles diferia en varios puntos respecto al modelo continental La aristocracia formada por los nobles y ricos comerciantes tambien tenia control del poder aunque se esforzaba por implantar un sistema plenamente capitalista que originaba a la vez que conseguia la competencia de la burguesia sabedores de que sus objetivos eran comunes y se identificaban con los del Estado para beneficio propio y de la nacion No existia un aura mitica alrededor del nacimiento noble la estratificacion social era mas versatil asociandose frecuentemente los plebeyos a la nobleza por medio del matrimonio y los estratos mas bajos mostraron un grupo bastante homogeneo que en la practica es poco distinguido de la clase media Otra caracteristica distintiva era que los nobles eran quienes pagaban la mayor parte de los impuestos a diferencia de Francia en donde estos estaban exentos de todas estas tasas Aunado a ello en Inglaterra se habia ido formando una considerable cantidad de lectores entre el populacho mucho mas informado sobre hechos generales politica y mismo arte que el de otras regiones por medio de la creciente divulgacion de libros y de la circulacion de varios periodicos populares Estos factores propiciaron en la sociedad inglesa una libertad de expresion desconocida en otros paises de Europa y que lo volverian uno de los paises con mayor riqueza el siglo siguiente 42 oleo sobre lienzo de La vida de un libertino c 1732 1735 obra hecha por William Hogarth Actualmente en el Sir John Soane s Museum en Londres El Rococo ingles fue un producto importado de Francia y desde su introduccion se volvio una moda aunque la recepcion del estilo en Inglaterra no estuvo exenta de contradicciones una vez que historicamente las relaciones entre los dos paises fueron marcadas por conflictos Las elites sin embargo aprovecharon un periodo de paz supieron separar cuestiones politicas de las esteticas visitaron Francia como turistas incentivaron la migracion de artistas franceses e importaron gran cantidad de objetos decorativos y piezas de arte rococo mientras que el resto de la poblacion tendia a enfrentar todo lo que era frances con desden Sobre esta base popular aparecieron escritores satiricos como Jonathan Swift y artistas como William Hogarth con series en lienzo y grabados de fuerte critica social como La vida de un libertino y el Casamiento a la moda expusieron sin censura en una obra robusta y francamente narrativa los vicios de la elite francofila En terminos tematicos se trataba de un caso asilado y la reaccion a su trabajo por la elite fue previsiblemente negativa como un sintoma de los tiempos formalmente su estilo personal le debe mucho a Francia 43 El mercado de arte estaba completamente destinado al estilo extranjero y los artistas locales tuvieron que afrontar la situacion adoptando ampliamente los principios del Rococo frances Los generos mas populares en Inglaterra fueron el retrato 44 y las pinturas de conversacion escenas donde se mostraban grupos de amigos o familiares envueltos en conversaciones una tipologia que refrescaba tanto el retratismo como el paisajismo introducida por el inmigrante Philip Mercier y posiblemente inspirada en las Fetes galantes de Watteau El genero fue cultivado tambien por Francis Hayman Arthur Devis y Thomas Gainsborough tal vez el mas tipico y brillante pintor del Rococo ingles 45 Gainsborough practico tambien el paisajismo puro donde desarrollo un estilo de simplificacion del escenario de descripcion inespecifica y teatralizada y de la alteracion de sus colores basicos y del sentido de perspectiva artificialismos tipicos del Rococo ademas de haber dejado una importante labor en el campo del retrato 46 Tambien debemos mencionar el inmigrante aleman Johann Zoffany dueno de un estilo original creando escenarios complejos de interiores repletos de obras de arte y retratos de grupo 47 y Thomas Lawrence representante del Rococo tardio y retratista celebrado cuya carrera se extendio hasta el Romanticismo aunque sus obras tempranas destacan extraordinario encanto y gracia juvenil 48 Italia y Alemania Editar Aunque gran parte del Rococo germanico deriva directamente del frances su principal fuente es el desarrollo del Barroco italiano y en estos paises la distincion entre ambos movimientos es mas dificil y subjetiva 49 En Italia patria del Barroco este estilo continuaba atendiendo las necesidades de sensibilidad local y el modelo del Rococo frances no fue respetado en su esencia puesto que se altero su alcance tematico y sus enfasis significantes expresandose principalmente en la decoracion monumental En el campo de la pintura el mayor auge ocurrio en Venecia alrededor de la figura predominante de Giovanni Battista Tiepolo celebre muralista que dejo obras importantes tambien al norte de los Alpes y en Espana Su estilo personal era perfectamente una continuacion del Barroco nativo adoptando una paleta de colores leve y luminosa construyendo formas vivaces alegres y llenas de gracia y movimiento que lo hicieron caer en la orbita del Rococo a pesar de que su tono siempre es elevado y su tematica muy a menudo abarcaba lo sagrado o glorificado Otros nombres italianos dignos de nombrar son Corrado Giaquinto Sebastiano Ricci Francesco Guardi Francesco Zugno Giovanni Antonio Pellegrini Giovanni Domenico Tiepolo Michele Rocca y Pietro Longhi con una tematica muy variada de la escena domestica al paisaje urbano pasando por alegorias mitologicas y obras sagradas 50 Una de las principales figuras germanicas es Franz Anton Maulbertsch activo en una vasta region de Europa Central y Oriental decorando numerosas iglesias considerado como uno de los grandes maestros del fresco del siglo XVIII Poseedor de un talento original asi como una de una tecnica brillante y siendo un gran colorista rompio los canones academicos y desarrollo un estilo fuertemente personalista de dificil categorizacion muchas veces comparado a Tiepolo por la elevada calidad de su obra 51 Hacia el final del siglo se desarrollo en Alemania una aversion por el supuesto exceso de artificialismo en el modelo rococo frances al igual que ocurrio en algunos sectores del mundo artistico de Inglaterra el mismo de la propia Francia y los nacionalistas alemanas recomendaban la adopcion de modos sobrios naturales e industriosos ingleses como un antidoto contra las afectaciones teatrales y la suavidad de las falsas gracias francesas 52 Tambien deben ser incluidos como maestros importantes del Rococo germanico monumental Johann Baptist Zimmermann Antoine Pesne Joseph Ignaz Appiani Franz Anton Zeiller Paul Troger Franz Joseph Spiegler Johann Georg Bergmuller Carlo Carlone entre muchos otros que dejaron una marca en sus obras en palacios e iglesias 53 Pinturas del Rococo en Italia y Alemania Giovanni Battista Tiepolo Alegoria de los Planetas y de los Continentes 1752 Franz Anton Maulbertsch Cristo y Dios Padre 1758 Pintura iconografica del movimiento Rococo en Alemania Paul Troger Apoteosis de Carlos VI 1739 Esta pintura fue hecha por Troger como decorativo para la abadia benedictina de Gottweig Otros ejemplos Editar En la bibliografia consultada son escasos los pintores rococo de real importancia en otros paises pero en algunos casos mas o menos aislados merecen una mencion especial en Espana la genial figura de Francisco de Goya dificilmente admite adscripcion a un solo estilo dada la amplitud y el caracter tan personal de su obra No obstante cabe senalar que los cartones para tapices que realizo y muchos de sus retratos se enmarcan en la estetica rococo En efecto a partir de 1775 empezo a pintar cartones para la Real Fabrica de tapices en los que siguiendo el gusto de la epoca reflejo una tematica costumbrista y popular Del mismo modo en sus retratos no idealiza los modelos debiendo recordar que el retrato de la epoca se caracteriza precisamente por la reflexion indirecta e ironica con una observacion exacta del modelo y carente de juicio de valor como puede verse en el autorretrato de William Hogarth con el evidente paralelismo entre el autor y su perro los autorretratos de Quentin de La Tour o la escultura de Voltaire de Jean Antoine Houdon en la que el filosofo aparece marchito cinico y calvo asi como las pinturas de Ramon Bayeu Como pintores del Rococo espanol destacan Luis Melendez y Luis Paret y Alcazar El primero realizo retratos especializandose posteriormente en bodegones Por su parte el segundo es la mas importante aportacion espanola al estilo pinto desde paisajes con figuras hasta escenas de genero Tambien cabe mencionar la obra pictorica de Antonio Viladomat Francesc Tramulles Roig y Francesc Pla Otros ejemplos del Rococo en los demas paises son en los Estados Unidos John Singleton Copley en Rusia Dmitry Levitsky Ivan Argunov y Fyodor Rokotov en los Paises Bajos Rachel Ruysch y Jan van Huysum en los Paises Escandinavos Carl Gustaf Pilo y Georges Desmarees 53 54 55 en Portugal Vieira Portuense y Pedro Alexandrino de Carvalho y en Brasil el ya citado Mestre Ataide La fortuna critica de la pintura del Rococo EditarEl espiritu del Rococo comenzo a ser atacado a partir de la ascension de la critica inspirada por la filosofia ilustrada como la practicada por Diderot asi como tambien por los ideales puritanos de la clase media surgidos alrededor de mediados del siglo XVIII esto trajo consigo censuras que desde entonces fueron aplicadas y estuvieron dirigidas sobre todo a su version francesa o sus derivados mas literales El Rococo frances fue un estilo totalmente aristocratico derivado de una sociedad que todavia tenia una rigida estratificacion social y que represento la fase final del antiguo sistema economico feudal La Ilustracion cuestiono las bases de esta sociedad asi como el modelo de civilizacion y cultura que proponia disolvio las jerarquias y los modelos de patronato que alimentaron la pintura rococo ya vista y calificada como frivola afeminada elitista y excesivamente ornamental vio el mundo desde una perspectiva mas equitativa independientemente de las tradiciones mitos y religiones anulo los privilegios de cuna y establecio nuevos criterios para la adquisicion del conocimiento donde reinaba la claridad de la razon y de la demostracion logica y cientifica sobre las ambiguas y obscuras sutilezas de la opinion del sentimiento y de lo metafisico 56 57 Jacques Louis David El juramento de los Horacios 1784 Obra capital del Neoclasicismo etico heroico y austero La clase media a su vez identificaba facilmente el estilo Rococo como el rostro de la elite corrupta y disoluta que queria derrocar y el arte que cultivaba y apreciaba principalmente el de Chardin y Greuze era diametralmente opuesto tanto en la forma y el contenido Este proceso culmino en la Revolucion Francesa y en el surgimiento del Neoclasicismo con un regreso de ideales artisticos basados en valores de austeridad piedad civismo y etica una reafirmacion de los principios masculinos y una rehabilitacion de la pintura historicamente moralizante a expensas de la femeninamente graciosa intimista y sensual del Rococo 58 59 Pero el eclipse del estilo fue muy breve Superada la fase mas rigurosa del neoclasicimo y recuperandose en cierto grado la estabilidad politica europea tras la Revolucion y el fracaso final de Napoleon Bonaparte en la decada de 1830 el arte Rococo volvio a la escena a traves de la literatura de Gerard de Nerval Theophile Gautier y otros autores desilusionados con excesivo enfasis puesto que consideraban en la concepcion de que el arte siempre debe ser producido con un proposito civico o didactico y que el mundo habia llegado a ser dominado por una burguesia inculta y carente de gusto El grupo comenzo a desarrollar un estilo revivalista y nostalgico inspirado en la literatura y pintura del siglo XVIII y siguiendo un modo de vida semejante al de la antigua aristocracia con sus salones y habitos sofisticados atrayendo la atencion de otros escritores y poetas Luego su numero se volveria considerable dando origen a una subcorriente romantica en la literatura y artes visuales llamada Romanticismo fantasioso que tendria gran aceptacion popular entre la decada de 1840 a 1850 60 El bano de Diana de Francois Boucher h 1750 Museo del Louvre Paris El genero mitologico se vuelve delicado y sensual Francisco de Goya El parasol 1777 Hacia finales del siglo XIX el Rococo frances fue plenamente recuperado e instaurado como un patrimonio cultural nacional de Francia junto con la rehabilitacion de las artes decorativas en general En esta fase se multiplico la literatura critica respecto al estilo fueron instituidos museos para las artes decorativas diversos monumentos del siglo XVIII fueron restaurados y la pintura Rococo volvio a ser aceptada como parte integrante de una concepcion global de decoracion de intereses asi como fue entendida en su origen Este renovado entusiasmo por el Rococo culmino con su consagracion en el Museo de Louvre en 1894 con la destinacion de una sala enteramente dedicada al arte del siglo XVIII donde se recrearon ambientes completos Tambien se estimulo una moda de objetos y paneles decorativos en estilo revivalista y fue uno de los factores para el desarrollo de las artes aplicadas y de la artesania de alta calidad de Art Nouveau teniendo tambien un caracter simbolico de reaproximacion de las elites heredadas de la nobleza con la burguesia de la Tercera Republica 61 Al mismo tiempo se rescato la importancia de Tiepolo como uno de los mas destacados muralistas del siglo XVIII 62 y a principios del siglo XX Oswald Spengler hizo un elogio emocional del arte Rococo en su trabajo La decadencia de Occidente 63 Mientras tanto otros autores como Egon Friedell quien escribio en el periodo de entreguerras continuo considerando que el estilo era poco favorecedor 64 Un nuevo interes por el Rococo surgio en la decada de 1940 cuando Fiske Kimball publico su importante estudio The Creation of the Rococo 1943 que trato de definir y describir el estilo en bases criticas cuidadosamente historicas pero que mas bien sirvio para generar una serie de nuevas cuestiones que trajeron a la luz inconsistencias en su definicion Todo ello evidencio su complejidad y alimento los debates academicos posteriores 65 con grandes contribuciones de Arnold Hauser en la decada de 1950 aprecio el estilo de una forma mas profunda y comprensiva gracias a las ideas Marxistas y de Philippe Minguet y Russell Hitchcock en la decada de 1960 centrandose estos en los conjuntos arquitectonicos 66 asi como Victor Tapie y Myriam Oliveira quienes acreditaron que en las decadas del 70 en adelante hubo una regresion en la busqueda de conceptos ya superados y particularmente muestran como ejemplos los enfoques de Germain Bazin Anthony Blunt Yves Bottineau y Georges Cattaui que delimitaron el tema al Barroco contradiciendo asi las ideas pre Kimball 67 68 Lo que esta claro es que todavia existe mucha polemica y contradicciones en los estudios sobre el Rococo aunque de una forma la critica mas o menos concuerda en ver en la filosofia subyacente de la pintura Rococo elementos de superficialidad elitismo hedonismo y alienacion aun cuando destacan que estos aspectos no cuentan toda la historia y que se aferran a ellos a partir de supuestos morales modernos que pueden impedir al publico reconocer su valor como arte por derecho propio y como vehiculo de significados importantes para la clase que goberno en Europa durante el siglo XVIII hecho que basta por si para atribuirle gran interes historico y documental Tambien se admite ampliamente que en sus mejores momentos la pintura Rococo alcanza niveles muy altos de excelencia tecnica es dificil incluso para los moralistas mas empedernidos ser insensibles a su encanto y su riqueza plastica asi como a la capacidad de sus autores 69 70 71 Otro punto positivo de la pintura Rococo fue detectado en la reformulacion y suavizacion de la iconografia cristiana traduciendo los elementos de la fe y retratando sus martires y santos dentro de una moldura menos pesada y opresiva de aquella producida durante el Barroco permitiendo el nacimiento de una devocion mas jovial y optimista menos cargada de culpa y que reconciliaba la naturaleza con lo divino 72 Al mismo tiempo su indole personalista su curiosidad por lo novedoso y exotico asi como su rechazo del Academismo representaron un movimiento en direccion a la libertad y creacion espontanea tan apreciadas hoy en dia y que eran considerados criterios legitimos de evaluacion de una obra de arte en aquellos tiempo De hecho la misma concepcion poseia Alexander Pope al declarar que algunas bellezas no pueden ser explicadas en preceptos y que hay gracias sin nombre que ningun metodo ensena y que solo la mano de un maestro puede lograr cualidades que solo podian ser juzgadas por el gusto un elemento sutil que el propio Voltaire no compartia y un discernimiento rapido una percepcion subita que como las sensaciones del paladar anticipan la reflexion acepta lo que da una impresion voluptuosa y rara y rechaza lo que parece grosero y desagradable 70 En contraste para una mejor comprension de la pintura del Rococo es necesario que primero percibamos claramente que no solo se limita a Francia aunque alli haya mostrado ser mas plena tipica y esencialmente y sea la referencia basica de todo el estilo pero se expreso de una gran variedad de formas en una vasta area del Occidente adaptandose a otras demandas y reflejando experiencias vitales y visiones del mundo muy diversificadas y segun cuando analizamos sus aspectos mas dificiles mas paradojicos y mas propensos a las criticas tratabamos de penetrar en la filosofia que direccionaba aquel arte de encantos y fantasias de juegos visuales e intelectuales y alusiones veladas que prestigiaba la educacion y el refinamiento contra lo que se creia grosero e inculto y expresaba una voluptuosidad y una alegria autentica para hechos simples de vivir en una situacion confortable lo que si era prerrogativo de pocos en su tiempo como sabemos hoy se volvio un patrimonio de todos a traves de su legado artistico Por lo que no hara dano recordar la advertencia de Locke que practicamente apunta al lado artificial de toda representacion y para la necesidad de aceptar las reglas propuestas en cada juego artistico de modo que sea satisfactorio Es vano tratar de encontrar fallas en las artes del engano donde las personas tienen placer de ser enganadas 73 William Hogarth Serie Casamiento a la moda Despues del casamiento 1743 Johann Zoffany Galeria de los Uffizi 1772 78 Antoine Pesne La bailarina Barbara Campanini c 1745 Pintores del Rococo EditarJacopo Amigoni Cosmas Damian Asam Francois Boucher Canaletto Carlo Innocenzo Carlone Rosalba Carriera Jean Simeon Chardin Joseph Duplessis Gregorio de Ferrari Jean Honore Fragonard Thomas Gainsborough Corrado Giaquinto Francisco de Goya Jean Baptiste Greuze Francesco Guardi Matthaus Gunther William Hogarth Angelica Kauffmann Maurice Quentin de La Tour Nicolas Lancret Jean Etienne Liotard Pietro Longhi Alessandro Magnasco Luis Eugenio Melendez Anton Raphael Mengs Jean Marc Nattier Jean Baptiste Oudry Luis Paret y Alcazar Giovanni Battista Piazzetta Joshua Reynolds Marco Ricci Hubert Robert George Romney George Stubbs Giovanni Battista Tiepolo Lorenzo Baldissera Tiepolo Francesc Tramulles Roig Marie Louise Elisabeth Vigee Lebrun Antoni Viladomat i Manalt Jean Antoine Wateau Richard Wilson Januarius Zick Johann Baptist ZimmermannFuentes EditarReferencias Editar Rococo style Encyclopaedia Britannica Online Accedido el 4 de mayo de 2009 COHEN George M ed The Essentials of Art History Research amp Education Association 1995 pp 111 112 OLIVEIRA Myriam A Rococo religioso no Brasil e seus antecedentes europeus Cosac Naify Edicoes 2005 p 43 ZAGALA Stephen Aesthetics a place I ve never seen In MASSUMI Brian ed A shock to thought expression after Deleuze and Guattari Routledge 2002 p 34 KLEINER Fred Gardner s Art Through the Ages A Global History Cengage Learning EMEA 2008 Vol II pp 751 752 PLAX Julie Anne Interpreting Watteau across the Centuries In SHERIFF Mary ed Antoine Watteau Perspectives on the Artist and the Culture of his Time University of Delaware Press 2006 pp 34 35 MELVILLE Stephen W Philosophy beside itself on deconstruction and modernism Manchester University Press ND 1986 pp 8 ss NICI John B Barron s AP Art History Barron s Educational Series 2008 p 333 KLEINER Fred pp 751 752 BOER Inge Culture as a gendered battleground The patronage of Madame de Pompadour In AKKERMAN Tjitske amp STUURMAN Sip Perspectives on feminist political thought in European history Routledge 1998 pp 118 119 WETTLAUFER Alexandra Pen vs paintbrush Palgrave Macmillan 2001 pp 48 49 HAUSER Arnold The social history of art Routledge 1951 1999 Vol III pp 1 11 HAUSER Arnold pp 11 12 HAUSER Arnold p 14 HYDE Vernon The death of the baroque and the rhetoric of good taste Cambridge University Press 2006 pp 61 63 HAUSER Arnold pp 14 18 28 HYDE Vernon pp 68 69 CRASKE Matthew Art in Europe 1700 1830 a history of the visual arts in an era of unprecedented urban economic growth Oxford University Press 1997 p 145 CRASKE Matthew p 145 CRASKE Matthew p 145 146 CRASKE Matthew pp 151 158 MILAN Jennifer Miming Play Picturing Amusement in Rococo Decorative Panels and Garden Design In CAVANAUGH Alden Performing the everyday the culture of genre in the eighteenth century University of Delaware Press 2007 p 47 BARBUDO Maria Isabel Arte pela arte Ars gratia artis E Dicionario de Termos Literarios MELVILLE Stephen W pp 8 9 OGEE Frederic Sterne and Fragonard Escapades of Death In WAGNER Peter ed Icons Texts Iconotexts Essays on Ekphrasis and Intermediality Walter de Gruyter 1996 pp 144 145 SMITH Bernard Modernism s history UNSW Press 1998 p 58 PAVEY Don Colour and Humanism Colour Expression Over History Universal Publishers 2003 pp 9 11 KLEINER Fred p 752 FORSTER Marc R Catholic revival in the age of the baroque Cambridge University Press 2001 p 82 OLIVEIRA Myriam A pp 43 279 293 OLIVEIRA Myriam A pp 53 55 VOSKO Richard Worship Environments Between No More and Not Yet In BERNSTEIN Eleanor amp CONNELL Martin eds Traditions and Transitions Notre Dame Pastoral Liturgy Conference Liturgy Training 1998 p 184 NICI John B p 333 CUSSET Catherine Watteau The Aesthetics of Pleasure In WAGNER Peter ed Icons Texts Iconotexts Essays on Ekphrasis and Intermediality Walter de Gruyter 1996 pp 125 126 In CUSSET Catherine p 127 CUSSET Catherine p 133 OGEE Frederic pp 138 144 145 HAUSER Arnold p 30 GOODMAN Elise Art and culture in the eighteenth century University of Delaware Press 2001 pp 44 45 Cherubino es un personaje de la opera de Mozart As Bodas de Figaro um tipico jovem ardente e sedutor sempre pronto para amar todas as damas que se lhe cruzam o caminho OGEE Frederic pp 146 148 HAUSER Arnold pp 35 38 RIDING Christine Foreign artists and craftsmen and the introduction of the Rococo style in England In VIGNE Randolph amp LITTLETON Charles eds From strangers to citizens the integration of immigrant communities in Britain Ireland and colonial America 1550 1750 Sussex Academic Press 2001 pp 133 ss Western Painting Late Baroque and Rococo Britain 18th century Encyclopaedia Britannica Online 06 May 2009 RIDING Christine pp 136 ss ASFOUR Amal amp WILLIAMSON Paul Gainsborough s vision Liverpool University Press 1999 pp 54 56 John Zoffany Encyclopaedia Britannica Online 06 May 2009 Sir Thomas Lawrence Encyclopaedia Britannica Online 06 May 2009 HONOUR Hugh amp FLEMING John A world history of art Laurence King Publishing 2005 OLIVEIRA Myriam A p 44 KAUFMANN Thomas DaCosta Painterly enlightenment The art of Franz Anton Maulbertsch University of North Carolina Press 2005 pp 3 ss CRASKE Matthew p 161 a b Western Painting Late Baroque and Rococo Encyclopaedia Britannica Online Fecha de consulta 7 de mayo de 2009 Francisco de Goya Encyclopaedia Britannica Online 06 May 2009 Francisco Bayeu Encyclopaedia Britannica Online 06 May 2009 KLEINER Fred pp 757 758 FRIEDELL Egon A Cultural History of the Modern Age Baroque Rococo and Enlightenment Transaction Publishers 1927 1931 2009 Vol II pp 136 137 WETTLAUFER Alexandra pp 48 55 IVERSEN Margaret Spectators of Postmodern art From Minimalism to Feminism In BARKER Francis HULME Peter amp IVERSEN Margaret eds Postmodernism and the re reading of modernity Manchester University Press ND 1992 p 186 PLAX Julie Anne pp 34 35 SILVERMAN Debora L Art nouveau in fin de siecle France University of California Press 1992 pp 142 158 SALYS Rimgaila Olesha s Envy a critical companion Northwestern University Press 1999 pp 117 118 SPENGLER Oswald The decline of the West Oxford University Press US 1918 1923 1991 p 152 FRIEDELL Egon pp 136 137 CRASKE Matthew pp 7 9 CONTI Alessandro et alii L arte Critica e conservazione Editoriale Jaca Book 193 p 393 TAPIE Victor Lucien Barrocco e classicismo Vita e Pensiero 1998 p 353 OLIVEIRA Myriam A pp 19 20 CUNNINGHAM Lawrence S amp REICH John J Culture and values Cengage Learning 2005 p 416 a b HONOUR Hugh amp FLEMING John HIGHNAM David Crebillon Fils in Context The Rococo Ethos in French Literature in the Early 18th Century In University of South Carolina Authors and their centuries Rodopi 1975 pp 82 84 OLIVEIRA Myriam A pp 51 55 In CRASKE Matthew p 152 Bibliografia Editar Azcarate Ristori J M ª y otros Historia del arte Ed Anaya 1986 ISBN 84 207 1408 9 Baur E G El rococo y el neoclasicismo en Los maestros de la pintura occidental Taschen 2005 ISBN 3 8228 4744 5 Carrassat P F R y Marcade I Movimientos de la pintura Spes Editorial S L 2004 ISBN 84 8332 596 9 Laneyre Dagen N Leer la pintura Spes Editorial S L 2005 ISBN 84 8332 598 5 Datos Q5668507 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Pintura rococo amp oldid 132825910, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos