fbpx
Wikipedia

Historia del arte occidental

La historia del arte occidental se reduce, de acuerdo a la tradición historiográfica, a la historia del arte europeo[1]​ desde la Edad Media así como a sus orígenes en el arte clásico greco-romano y sus precedentes inmediatos, Egipto y Próximo Oriente. La misma rescata una colección de obras que para el mundo occidental "poseen significación estética".[2]

En consecuencia con la postura de la academia, las producciones artísticas de otras civilizaciones como la china o la japonesa, e incluso las de zonas periféricas de la misma civilización occidental (como la propia América colonial) han quedado por fuera de este gran relato. Tal decisión suele ser acusada de eurocentrismo por parte de los partidarios de una perspectiva global.[3]

Es característico de la bibliografía la periodización, es decir, la división en sucesivas unidades de estudio. Para definir los períodos se utilizan vocablos de muy diverso calibre como nombres de países, ciudades, territorios, culturas, civilizaciones, escuelas o simplemente rótulos puestos arbitrariamente a posteriori por la propia historia del arte.[4]​ Como reconoce Erwin Panofsky, esta tendencia a dividir en períodos o "megaperíodos", como él los llama, se hace necesario en tanto que permite diferenciarlos y entenderlos.[5]

La división que prosigue es un ejemplo de ese orden, netamente cronológico y en parte evolutivo.

Arte antiguo

 
Gran pirámide de Guiza.

Aunque el concepto de Arte es moderno, es perfectamente utilizable en la arquitectura, escultura, pintura y joyería de la antigüedad, siendo muchas de sus realizaciones auténticas obras de arte y no simples trabajos utilitarios de artesanía. La formulación de la estética clásica occidental se inicia con las culturas griega y romana.

En la Antigüedad, el arte estuvo asociado a las necesidades formales de los rituales religiosos: la mayor parte de monumentos y elementos con innegable valor artístico que han perdurado (pintura, escultura, arquitectura), tenían por finalidad simbolizar el poder real y los mitos del mundo celestial. Esta visión del arte se encuentra especialmente entre los egípcios y babilonios.

 
Escriba egipcio.

Arte del Antiguo Egipto

 
Bajorrelieve. Louvre.

En el arte egipcio hay una exaltación de la vida eterna, manifestándose en las primeras épocas la idea que el faraón seguía viviendo después de su muerte física. En Egipto, desde las primeras dinastías, el faraón era concebido como responsable de la Maat, el Orden y la Justicia Universal, y ello tendrá su reflejo en el arte.

La arquitectura egipcia, de fuerte carácter simbólico y gran monumentalidad, emplea por primera vez la piedra tallada, en grandes bloques, con un sistema constructivo adintelado y sólidas columnas. Las construcciones más características de la arquitectura egipcia religiosa son los "complejos de las pirámides", los templos y las tumbas (mastabas e hipogeos). Se han conservados pocos restos de arquitectura civil, pues fueron construidos con adobe. (véase: Arquitectura del Antiguo Egipto)

La escultura alcanza durante la cuarta dinastía el dominio absoluto de la técnica en elegantes y realistas representaciones de escribas y estatuas de faraones de porte majestuoso. Predominaba la "ley de la frontalidad". (véase: Escultura del Antiguo Egipto)

Las representaciones murales, en bajorrelieve o pinturas, representan con criterio simbólico y jerárquico imágenes mitológicas, de la realeza y, posteriormente, escenas de la vida cotidiana (en tumbas de nobles). Predominaba el "canon de perfil". (véase: Pintura del Antiguo Egipto)

Arte clásico: Grecia y Roma

 
Escultura clásica.

Los griegos son los responsables de un concepto de arte que impregnará prácticamente toda la producción artística europea occidental durante más de 2000 años. La palabra griega para el arte, tekné, que también significa técnica u oficio, estará asociada a la idea de mímesis, que considera que en el mundo real, la manifestación artística debe representar la búsqueda de lo ideal. Lo ideal, para los griegos, era representado por la Perfección de la Naturaleza, de esta forma, el arte debe ser perfecto. Por lo tanto, según el punto de vista clásico, el arte es una imitación de la naturaleza, mas no se reduce a un simple retrato de ella, sino que busca una naturaleza ideal y universal. La búsqueda de este ideal universal de naturaleza es, para el arte clásico, la búsqueda de la belleza universal, pues la naturaleza, siendo perfecta, es bella. No existe separación, según este punto de vista, entre arte, ciencia, matemáticas y filosofía: todo conocimiento humano está destinado a la búsqueda de la perfección.

Los griegos son responsables también de una serie de avances desde el punto de vista técnico de la producción artística. El arte griego por excelencia fue la escultura: los griegos la desarrollarán de forma impresionante, y será considerada un modelo a seguir por otras culturas del mismo periodo. La búsqueda de las proporciones naturales perfectas[6]​ llevó también a que la escultura griega estableciese determinados cánones de belleza que, aunque absolutamente naturalistas, estaban alejados de la realidad cotidiana. Las proporciones de los cuerpos humanos ideales seguían normas rígidas, de forma que la producción escultórica fuese una búsqueda y una consecuencia de estos cánones: por ejemplo, la altura del cuerpo masculino debería corresponder aproximadamente a siete veces y media la altura de la cabeza. Esta proporcionalidad llegó hasta nuestro días principalmente gracias a la conservación de los textos vitruvianos durante la Edad Media, aunque es probable que tratados distintos reflejasen reglas diferentes.

En el terreno de la arquitectura, los edificios más característicos del arte griego son los templos, los cuales suelen clasificarse según la tipología de sus plantas y el orden o estilo de las columnas. Los romanos reproducirán muchos de los esquemas arquitectónicos griegos, pero introduciendo además nuevos elementos como el arco, así como nuevas técnicas y materiales de construcción. En Roma, por otro lado, la arquitectura civil cobrará una mayor importancia.

Arte medieval

 
Pintura medieval: pedagógica, religiosa: Ábside de Sant Climent de Taüll

El arte durante la Edad Media estuvo casi exclusivamente ligado a la religión, más concretamente al cristianismo. Durante este periodo, en el que la inmensa mayoría de los campesinos era iletrada, las artes visuales eran el principal medio para comunicar las ideas religiosas junto con los sermones. La Iglesia católica era una de las pocas instituciones lo suficientemente ricas como para pagar la obra de los artistas, y por tanto la mayor parte de las obras de este periodo eran de naturaleza religiosa (condicionando la aparición de lo que se conoce como arte sacro).

Desde la caída del Imperio romano, muchas de las técnicas artísticas de la Grecia Antigua se perdieron, lo que llevó a la pintura medieval a ser mayoritariamente bidimensional. Como no existía ninguna noción de perspectiva en el arte, las personas retratadas eran pintadas mayores o menores de acuerdo con su importancia. Junto con la pintura, la tapicería era la más importante forma de arte medieval, teniendo en cuenta que los tapices eran necesarios para mantener el calor interno de los castillos (construidos en piedra) durante el invierno. La tapicería medieval más famosa es el ciclo de La Señora y el Unicornio.

Los dos principales estilos arquitectónicos (relacionadas principalmente con la construcción de catedrales) fueron el románico y el gótico.

El románico se caracterizaba por muros gruesos y estructuras macizas, apenas aligeradas por vanos. El gótico, caracterizado por construcciones de una mayor altura y con un gran número de vanos, supuso la aparición de nuevas técnicas de construcción, pudiéndose prescindir de muros gruesos gracias al uso de las bóvedas de crucería en las que la estructura de nervios se independizó de los paños. En la construcción de las catedrales se buscaba crear una sensación "mística" en el interior de las mismas, es decir, se buscaba unos interiores que recrearan un ambiente "celestial", efecto que se hace más notorio en el gótico.

Un hecho a tener en cuenta es la aparición de los gremios en este periodo, reuniendo a artesanos que detentaban el monopolio del conocimiento práctico de determinada rama de la producción.

Se debe resaltar que el pueblo durante la Edad Media no poseía el hábito de la lectura, y eran muy pocos los que tenían acceso a la escritura y podían leer. Por lo tanto, el arte fue una forma de difundir en la sociedad la doctrina del cristianismo.

Resulta difícil identificar a artistas individuales en este periodo, salvo algún maestro de obra en las construcciones arquitectónicas, y la mayor parte de las obras son de autores anónimos.

Periodo: siglo VI - siglo XV

El Renacimiento

Artículo principal: Renacimiento

 
El Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci es el símbolo del espíritu humanista del Renacimiento. El arte de este periodo A arte do período refleja las características del diseño: clasicismo, razón y simetría.

Durante la Edad Media europea, las pinturas y esculturas tendían a estar centradas en el tema religioso, especialmente en el cristianismo. Pero, a medida que el Renacimiento emergía, el foco de atención de los artistas se traslada hacia el pasado clásico, buscando influencias en la Grecia Antigua y Roma, llevando a profundos cambios tanto en los aspectos técnicos como en cuanto a los motivos y temáticas de la pintura y la escultura. Los pintores pasaron entonces a aumentar el realismo de sus trabajos usando las nuevas técnicas de perspectiva (recién redescubierta y bastante desarrollada), representando de un modo más realista las tres dimensiones. La manipulación de la luz y la sombra, presente en los trabajos de Ticciano con contraste de tonos, fue realizada excelentemente mediante las técnicas de chiaroscuro y de sfummato desarrolladas por Leonardo da Vinci. Los escultores también redescubrirán muchas técnicas antiguas como el contrapposto.

También se adoptarán muchos elementos de la arquitectura griega y romana, pero la gran innovación de la arquitectura renacentista va a ser el perfeccionamiento de la construcción de cúpulas, destacando la cúpula de Santa María del Fiore, en Florencia.

Siguiendo el espíritu humanista del periodo, el arte se volcó hacia temáticas más laicas, buscando motivos en la mitología clásica añadiéndolos a los temas cristianos. Este género de arte suele denominarse clasicismo renacentista. Los tres artistas renacentistas más influyentes son Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti y Rafael Sanzio, pertenecientes al renacimiento italiano.

Otra figura igualmente importante aunque menos conocida del Renacimiento (en este caso, de la pintura flamenca) es Jan van Eyck, pintor holandés.

Periodos:

Manierismo, Barroco y Rococó

Artículos principales: Manierismo, Barroco, Rococó

 
Retrato de Rembrandt.

En el arte europeo, el Clasicismo renacentista dio lugar sucesivamente a dos movimientos diferentes: el Manierismo y el Barroco. El primero, una reacción contra la perfección idealista del Clasicismo, empleó la distorsión de la luz y de los espacios en la obra con el fin de enfatizar su contenido emocional y las emociones del artista. El arte barroco llevó las técnicas de representación del Renacimiento hasta nuevas alturas, enfatizando los detalles y el movimiento en su búsqueda de la belleza. Tal vez los pintores barrocos más conocidos sean Rembrandt, Rubens y Velázquez.

El manierismo supone una época de transición y de profunda crisis del arte. Los artistas jóvenes, criados en la veneración del oficio de sus geniales predecesores (Miguel Ángel, Leonardo y Rafael), creen en su mayoría insuperables los logros de estos. Se prueban diferentes alternativas para poder continuar su estela: imitar el estilo -la maniera, que da nombre al manierismo-, a base de complicar todavía más escorzos y contrastes, o buscar extraños colores y armonías, o representar extrañas alegorías que incluso en su época eran oscuras para los no iniciados.

El barroco se ha despreciado posteriormente por ser un arte recargado, en el que se le da un especial énfasis a la expresividad, muchas veces exagerada.

Pero también es la época de mayor esplendor de las artes visuales, música, literatura y arquitectura en muchos países europeos. Pintores como Rembrandt, Rubens o Velázquez suelen utilizarse como paradigma y son mencionados ampliamente como cumbre de la perfección técnica en pintura.

El arte barroco es frecuentemente visto como parte de una estrategia de la Contrarreforma o reforma católica: el elemento artístico del auge de la vida espiritual de la Iglesia católica. Para algunos historiadores del arte el énfasis que el arte barroco da a la grandiosidad es visto como un reflejo del Absolutismo. Luis XIV de Francia dijo: "Yo soy la encarnación de la grandiosidad"[cita requerida], y muchos artistas barrocos servirán a los reyes buscando ese mismo objetivo. Sin embargo, el amor barroco por el detalle es con frecuencia considerado como el resultado de un excesivo ornamentalismo, en cierta forma, vulgar, especialmente cuando el Barroco evoluciona hacia el estilo decorativo del Rococó. Después de la muerte de Luis XIV, el rococó floreció por un corto período, decayendo enseguida. Como efecto de la aversión a la ornamentación excesiva del Rococó tendrá lugar el nacimiento del neoclasicismo.

Periodos:

Neoclasicismo, Romanticismo, Academicismo, Realismo

Artículos principales: Neoclasicismo, Romanticismo, Academicismo, Realismo

 
David es un ejemplo paradigmático de neoclasicismo.

A medida que el tiempo pasaba, muchos artistas se manifestaban contrarios al ornamentalismo de los estilos anteriores, y buscaban volver al arte anterior, más simple, del Renacimiento, formando el estilo que será conocido como Neoclasicismo. El neoclásico fue el componente artístico del movimiento intelectual conocido como Iluminismo, el cual era igualmente idealista. Ingres, Canova y Jacques-Louis David están entre los más conocidos neoclásicos.

En la arquitectura los teóricos van a adoptar de nuevo las formas del Arte Romano y Renacentista, pero defendiendo la racionalidad y funcionalidad de las construcciones y desechando el dinamismo y los elementos ornamentales que habían caracterizado la etapa anterior. Otro elemento característico de la arquitectura neoclásica es su monumentalidad, utilizada con la finalidad de comparar los reinos e imperios del momento con la grandiosidad del Imperio romano.

No puede obviarse, en la génesis del Neoclasicismo, la importancia de un cambio de mentalidad -no por casualidad surge en el Siglo de las Luces, siglo también de la Enciclopedia, la Revolución francesa y la primera Revolución industrial, así como del nacimiento de la Arqueología, y los importantes hallazgos de Pompeya y Herculano, y la creciente importancia de los libros de viajes, que aportaron un punto de vista nuevo sobre la cultura clásica y en cierto modo la pusieron de moda.

 
La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, es uno de los cuadros más importantes del Romanticismo.

De la misma manera que el Manierismo rechazaba el Clasicismo, el Romanticismo rechazaba las ideas iluministas y la estética neoclásica. El arte romántico utilizaba el color y la gestualidad con el fin de retratar las emociones, pero, como el clasicismo, utilizaba la mitología clásica y la tradición como una importante fuente de simbolismo. Otro importante aspecto del Romanticismo fue su énfasis en la naturaleza, en el retrato del poder y la belleza del mundo natural, siempre idealizados de acuerdo con un yo. El Romanticismo fue también un gran movimiento literario, especialmente en la poesía. Entre los mayores artistas románticos están Eugène Delacroix, Francisco Goya, y William Blake.

Muchos artistas de este periodo tenderán a presentar una posición centralizadora que los llevó a adoptar simultáneamente características diferentes de los estilos romántico y neoclásico, como forma de sintetizarlos. Las distintas tentativas tomarán forma en la Academia Francesa, y reuniéndose colectivamente en la Academia de Arte. Se considera que William Adolphe Bouguereau encabeza esta nueva tendencia artística.

A inicios del siglo XIX, el aspecto y la sociedad de Europea se vieron radicalmente alterados por la industrialización. La pobreza, la miseria y el desespero parecían ser el destino del nuevo proletariado creado por la Revolución industrial. En respuesta a estos cambios acontecidos en la sociedad surge el movimiento realista. El realismo procura retratar esmeradamente las condiciones de vida y dificultades por las que pasan las clases populares en la esperanza de cambiar la sociedad. Para este movimiento, el artista debe representar su tiempo, sin que tenga que posicionarse por un partido definido: debe retratar los puntos que considera adecuados, denunciando la sociedad. En contraste con los románticos, que eran esencialmente optimistas con el destino humano, el Realismo retrató la vida de las profundidades de una tierra urbana sin orden. Al igual que el Romanticismo, el Realismo se desarrolló también como un movimiento literario. Entre los grandes pintores realistas están Gustave Courbet y Edouard Manet (quien abriría el camino para el Impresionismo).

Es interesante notar que, el neoclasicismo haya sido dejado para el principio cuando con la aparición de los nuevos estilos, este continuó existiendo puntualmente y, en ciertos lugares, la arquitectura neoclásica perdurará hasta inicios del siglo XX.

Periodo:

Impresionismo, post-Impresionismo

Artículos principales: Impresionismo, Postimpresionismo

 
Van Gogh representa una de las tendencias del Postimpresionismo.

Surgido de la ética naturalista del Realismo, pero al mismo tiempo apartándose de ella, creció un importante movimiento artístico: el Impresionismo. Surge la fotografía y esta toma el lugar de la pintura de retratos, y los artistas se volcarán en la búsqueda del elemento fundamental de la pintura y destacado de la fotografía. Se encontrará en la luz y el movimiento. Los impresionistas fueron los pioneros en el uso de la luz en la pintura como forma de capturar la vida como vista por los ojos humanos. Edgar Degas, Edouart Manet, Claude Monet, Camille Pissarro y Pierre-Auguste Renoir estaban relacionados con el movimiento impresionista.

Buscando nuevas formas de expresión y de diálogo con la realidad, surgirán artista que, aunque con un origen impresionista, se separarán del movimiento, previendo el advenimiento de lo moderno. Genéricamente llamados post-impresionistas, entre los integrantes de este grupo (que no poseían ningún vínculo formal, siendo muchas veces desconocidos unos de otros) se incluían Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne.

Arte moderno y vanguardista

Definir el arte moderno es un asunto complicado ya que se han adoptado diversos puntos de vista en relación a los periodos que abarca. Sin embargo, existe consenso en considerar que se inicia con el impresionismo y las vanguardias artísticas europeas de inicios del siglo XX ya que en lo sucesivo se producen un fuertes transformaciones en la representación de la imagen. Hubo importantes rupturas con respecto a las normativas del arte académico.[7]​ Esto se fue dando sucesivamente desde los impresionistas, pasando por los aportes de Vincent Van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne, entre otros, que sirven de referente y reflexión para los artistas de generaciones inmediatamente posterior. La idea de modernidad se la relaciona por lo general con una nueva forma de asumir el problema estético, dejando atrás las reglas de la tradición. Tienen en común mayor conciencia de su época y de los cambios importantes que se venían produciendo, como por ejemplo, un mayor dinamismo y movilidad en su vida cotidiana debido a las nuevas tecnologías para la comunicación así como novedades en el transporte, entre otras. Todo ello fue de impacto para una percepción de la realidad mucho más dinámica y en cierto modo fugaz. Varios artistas, poetas e intelectuales, buscaron mantener una correspondencia con "el espíritu moderno de la época" buscando estar estar "a tono con su tiempo". Sus obras debían expresar de alguna manera los cambios que se estaban produciendo en el momento. El primer paso fue resquebrajar la imagen imitativa de la realidad circundante o contextual. El desarrollo de la fotografía y la aparición del cine influenciaron sin duda para que el arte dejase de ser imitación. Como resultado, las distintas vanguardias que surgieron a partir de la primera década del siglo XX fueron sucediéndose en tiempos relativamente cortos con marcadas diferencias unas de otras según los estilos y objetivos buscados. Todos buscaban innovar.

Las vanguardias históricas, como también se las conoce, comienzan con diversos movimientos expresionistas. En Francia con el fovismo (o fauvismo, como también se escribe). Fue a raíz de las obras presentadas en el Salón de Otoño de 1905 que se dio a conocer con este apelativo. Las pinturas se destacaban por la expresión "salvaje" por medio del color. Su nombre deriva de la palabra en francés fauve que refiere a 'fieras' y fue el crítico Vauxcelles quien lo acuñó cuando vio una escultura de estilo renacentista junto a cuadros de Matisse, Roualt y Derain.[8]​ El grupo Die Brücke (El Puente) fue, por otro lado, el primero en Alemania. Se formó en Dresde, al igual que los fovistas, en 1905, aun cuando sus integrantes se conocían con antelación. Formaron parte de este grupo los artistas Ernst Ludwig Kirchner, Bleyl, Heckel, Schmidt-Rottluff, Nolde y otros más. En 1911 Vasili Kandinsky y Franz Marc fundaron en Münich el grupo Der Blaue Reiter (El Jinete Azul). Surgieron seguidamente otros movimientos renovadores tales como el Expresionismo, el Cubismo (analítico y sintético), el Orfismo, el Futurismo, el Dadaísmo, el Surrealismo y por supuesto el Arte abstracto.

Estos nuevos movimientos trastocarán las nociones tradicionales del arte y los cambios producidos corresponden a las transformaciones que a su vez se producían en la sociedad, en la tecnología y, por supuesto, en el pensamiento.


Periodo: primera mitad del siglo XX

Arte contemporáneo

Artículo: Arte contemporáneo.

La naturaleza misma del arte contemporáneo es compleja y es muy distinta a la de las manifestaciones artísticas que la anteceden. Desde la antigüedad hasta el arte moderno, las obras de arte son productos materiales que se sustentan en la relación de sus elementos de expresión, en los estilos y, por supuesto, en sus valores espirituales que varían según las épocas y las motivaciones de los artistas. En el arte contemporáneo ya no sucede igual.

El siglo XX fue el siglo de los grandes cambios artísticos producidos en tiempo muy veloz. El inicio del arte moderno –que se remonta a los impresionistas de fines del siglo XIX y luego continuó con las vanguardias– había ocasionado una importante fractura en los modos de representación de la imagen. Ahora bien, tanto en el arte figurativo como en el arte abstracto, el artista siempre concibió un producto material (la obra de arte) hecho con unas técnicas y unos materiales. Pero, a partir de los años sesenta, este criterio ‘material’ del arte cambió y, aunque no se descarta en muchos casos el uso de materiales convencionales, el artista contemporáneo se ha valido de otros materiales y nuevos medios expresivos no tradicionales. El panorama que se le plantea es tan variado que puede ir de lo material a lo inmaterial (cuando se apoya esencialmente en el concepto),con ello, puede prescindir de la obra física, material, y trabajar a nivel de ideas. Por otro lado, puede intervenir obras a diversas escalas: intervenir un paisaje natural o un espacio urbano, así como trabajar instalaciones de diversa índole en espacios cerrados, o bien expresarse mediante el gesto corporal en los performances o utilizar los nuevos medios masivos de comunicación como el internet y crear una obra virtual. Todo depende de las búsquedas específicas de los artistas y de las circunstancias en que éstos se desenvuelven. El arte contemporáneo es tan amplio y heterogéneo que el intento de una definición supone ya un problema. Ello se debe a su compleja naturaleza por lo que existen múltiples acercamientos que varían según los enfoques de diversos autores.

Hoy día Nueva York y París han dejado de ser los únicos ejes culturales que polarizan los avances del arte contemporáneo. No sólo los horizontes espaciales se han ampliado sino también se valoran las confluencias culturales, tanto del arte de Occidente como de Oriente, África, Asia, las Américas y otros regiones.

Entre los movimientos de arte contemporáneo se encuentran:

Periodo: segunda mitad del siglo XX

Referencias

  1. Estudiosos como Giulio Carlo Argan, consideran el arte contemporáneo como un desbordamiento de la crisis del arte en cuanto a ciencia europea.
    Los estudios sobre historia del arte, por otro lado, suelen centrarse en la pintura, la arquitectura y la escultura, dejando de lado otras ramas como la literatura o la música, las cuales son estudiadas en trabajos más especializados.
  2. Panofsky, Erwin. 1955 Meaning in the Visual Arts, The University of Chicago Press, Chicago.
  3. El "eurocentrismo" es sostenido entre otros autores, por Enrique Dussel, quien marca como punto de origen el “descubrimiento” de América en 1492, cuando a partir del proceso de colonización de América, se da el inicio al desarrollo económico y cultural de Europa, que queda a la cabeza de la civilización occidental y por tanto es el centro de producción de conocimiento.
  4. Un claro ejemplo de esta costumbre, es el propio término del estilo “románico” que fue puesto por Charles de Gerville en 1818, para explicar la producción artística posterior a la caída del Imperio romano y anterior al estilo gótico. La primera vez que se lo menciona, es en una carta de Gerville a Auguste Le Prevost en la que habla sobre el medioevo.
  5. El autor expone estas ideas en "Renacimiento y renacimientos en el arte occidental", obra que recoge una serie de conferencias dadas por Erwin Panofsky en 1952, a modo de curso de verano para la universidad de Uppsala (Suecia).
  6. Platón se refiere a la armonía y proporción del hombre en Timeo, V diciendo lo siguiente: "Como el Dios quería asemejarlo lo más posible al más bello y absolutamente perfecto de los seres inteligibles, lo hizo un ser viviente visible y único con todas las criaturas vivientes que por naturaleza le son afines dentro de si [..] El vínculo más bello es aquel que puede lograr que él mismo y los elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que por naturaleza realiza esto de la manera más perfecta."
  7. CAUQUELIN, Anne (2002). «"El arte moderno y su régimen"». El arte contemporáneo. México: Publicaciones Cruz O, S. A. p. 18. ISBN 968-20-0411-X. 
  8. DE MICHELI, Mario, Mario De Micheli (2015) [1979]. «"La protesta del expresionismo"». Las vanguardias artísticas del siglo XX (Ángel Sánchez Gijón, trads.) [Le avanguardie artistiche del Novecento] (7a. reimpresión edición). Madrid: Alianza Editorial, S. A. p. 86. ISBN 978-84-206-7883-2. 

Enlaces externos

  • Cuadros en alta calidad y frases célebres de artistas europeos
  • - en portugués
  • Art History - en inglés

Bibliografía

  •   Datos: Q406905
  •   Multimedia: Art of Europe

A

historia, arte, occidental, historia, arte, occidental, reduce, acuerdo, tradición, historiográfica, historia, arte, europeo, desde, edad, media, así, como, orígenes, arte, clásico, greco, romano, precedentes, inmediatos, egipto, próximo, oriente, misma, resca. La historia del arte occidental se reduce de acuerdo a la tradicion historiografica a la historia del arte europeo 1 desde la Edad Media asi como a sus origenes en el arte clasico greco romano y sus precedentes inmediatos Egipto y Proximo Oriente La misma rescata una coleccion de obras que para el mundo occidental poseen significacion estetica 2 En consecuencia con la postura de la academia las producciones artisticas de otras civilizaciones como la china o la japonesa e incluso las de zonas perifericas de la misma civilizacion occidental como la propia America colonial han quedado por fuera de este gran relato Tal decision suele ser acusada de eurocentrismo por parte de los partidarios de una perspectiva global 3 Es caracteristico de la bibliografia la periodizacion es decir la division en sucesivas unidades de estudio Para definir los periodos se utilizan vocablos de muy diverso calibre como nombres de paises ciudades territorios culturas civilizaciones escuelas o simplemente rotulos puestos arbitrariamente a posteriori por la propia historia del arte 4 Como reconoce Erwin Panofsky esta tendencia a dividir en periodos o megaperiodos como el los llama se hace necesario en tanto que permite diferenciarlos y entenderlos 5 La division que prosigue es un ejemplo de ese orden netamente cronologico y en parte evolutivo Indice 1 Arte antiguo 1 1 Arte del Antiguo Egipto 1 2 Arte clasico Grecia y Roma 2 Arte medieval 3 El Renacimiento 4 Manierismo Barroco y Rococo 5 Neoclasicismo Romanticismo Academicismo Realismo 6 Impresionismo post Impresionismo 7 Arte moderno y vanguardista 8 Arte contemporaneo 9 Referencias 10 Enlaces externos 11 BibliografiaArte antiguo EditarArticulo principal Arte antiguo Gran piramide de Guiza Aunque el concepto de Arte es moderno es perfectamente utilizable en la arquitectura escultura pintura y joyeria de la antiguedad siendo muchas de sus realizaciones autenticas obras de arte y no simples trabajos utilitarios de artesania La formulacion de la estetica clasica occidental se inicia con las culturas griega y romana En la Antiguedad el arte estuvo asociado a las necesidades formales de los rituales religiosos la mayor parte de monumentos y elementos con innegable valor artistico que han perdurado pintura escultura arquitectura tenian por finalidad simbolizar el poder real y los mitos del mundo celestial Esta vision del arte se encuentra especialmente entre los egipcios y babilonios Escriba egipcio Arte del Antiguo Egipto Editar Bajorrelieve Louvre Articulo principal Arte del Antiguo Egipto En el arte egipcio hay una exaltacion de la vida eterna manifestandose en las primeras epocas la idea que el faraon seguia viviendo despues de su muerte fisica En Egipto desde las primeras dinastias el faraon era concebido como responsable de la Maat el Orden y la Justicia Universal y ello tendra su reflejo en el arte La arquitectura egipcia de fuerte caracter simbolico y gran monumentalidad emplea por primera vez la piedra tallada en grandes bloques con un sistema constructivo adintelado y solidas columnas Las construcciones mas caracteristicas de la arquitectura egipcia religiosa son los complejos de las piramides los templos y las tumbas mastabas e hipogeos Se han conservados pocos restos de arquitectura civil pues fueron construidos con adobe vease Arquitectura del Antiguo Egipto La escultura alcanza durante la cuarta dinastia el dominio absoluto de la tecnica en elegantes y realistas representaciones de escribas y estatuas de faraones de porte majestuoso Predominaba la ley de la frontalidad vease Escultura del Antiguo Egipto Las representaciones murales en bajorrelieve o pinturas representan con criterio simbolico y jerarquico imagenes mitologicas de la realeza y posteriormente escenas de la vida cotidiana en tumbas de nobles Predominaba el canon de perfil vease Pintura del Antiguo Egipto Arte clasico Grecia y Roma Editar Escultura clasica Articulo principal Arte clasico Los griegos son los responsables de un concepto de arte que impregnara practicamente toda la produccion artistica europea occidental durante mas de 2000 anos La palabra griega para el arte tekne que tambien significa tecnica u oficio estara asociada a la idea de mimesis que considera que en el mundo real la manifestacion artistica debe representar la busqueda de lo ideal Lo ideal para los griegos era representado por la Perfeccion de la Naturaleza de esta forma el arte debe ser perfecto Por lo tanto segun el punto de vista clasico el arte es una imitacion de la naturaleza mas no se reduce a un simple retrato de ella sino que busca una naturaleza ideal y universal La busqueda de este ideal universal de naturaleza es para el arte clasico la busqueda de la belleza universal pues la naturaleza siendo perfecta es bella No existe separacion segun este punto de vista entre arte ciencia matematicas y filosofia todo conocimiento humano esta destinado a la busqueda de la perfeccion Los griegos son responsables tambien de una serie de avances desde el punto de vista tecnico de la produccion artistica El arte griego por excelencia fue la escultura los griegos la desarrollaran de forma impresionante y sera considerada un modelo a seguir por otras culturas del mismo periodo La busqueda de las proporciones naturales perfectas 6 llevo tambien a que la escultura griega estableciese determinados canones de belleza que aunque absolutamente naturalistas estaban alejados de la realidad cotidiana Las proporciones de los cuerpos humanos ideales seguian normas rigidas de forma que la produccion escultorica fuese una busqueda y una consecuencia de estos canones por ejemplo la altura del cuerpo masculino deberia corresponder aproximadamente a siete veces y media la altura de la cabeza Esta proporcionalidad llego hasta nuestro dias principalmente gracias a la conservacion de los textos vitruvianos durante la Edad Media aunque es probable que tratados distintos reflejasen reglas diferentes En el terreno de la arquitectura los edificios mas caracteristicos del arte griego son los templos los cuales suelen clasificarse segun la tipologia de sus plantas y el orden o estilo de las columnas Los romanos reproduciran muchos de los esquemas arquitectonicos griegos pero introduciendo ademas nuevos elementos como el arco asi como nuevas tecnicas y materiales de construccion En Roma por otro lado la arquitectura civil cobrara una mayor importancia Arte medieval EditarArticulo principal Arte medieval Articulos principales Arte goticoy Arte romanico Pintura medieval pedagogica religiosa Abside de Sant Climent de Taull El arte durante la Edad Media estuvo casi exclusivamente ligado a la religion mas concretamente al cristianismo Durante este periodo en el que la inmensa mayoria de los campesinos era iletrada las artes visuales eran el principal medio para comunicar las ideas religiosas junto con los sermones La Iglesia catolica era una de las pocas instituciones lo suficientemente ricas como para pagar la obra de los artistas y por tanto la mayor parte de las obras de este periodo eran de naturaleza religiosa condicionando la aparicion de lo que se conoce como arte sacro Desde la caida del Imperio romano muchas de las tecnicas artisticas de la Grecia Antigua se perdieron lo que llevo a la pintura medieval a ser mayoritariamente bidimensional Como no existia ninguna nocion de perspectiva en el arte las personas retratadas eran pintadas mayores o menores de acuerdo con su importancia Junto con la pintura la tapiceria era la mas importante forma de arte medieval teniendo en cuenta que los tapices eran necesarios para mantener el calor interno de los castillos construidos en piedra durante el invierno La tapiceria medieval mas famosa es el ciclo de La Senora y el Unicornio Los dos principales estilos arquitectonicos relacionadas principalmente con la construccion de catedrales fueron el romanico y el gotico El romanico se caracterizaba por muros gruesos y estructuras macizas apenas aligeradas por vanos El gotico caracterizado por construcciones de una mayor altura y con un gran numero de vanos supuso la aparicion de nuevas tecnicas de construccion pudiendose prescindir de muros gruesos gracias al uso de las bovedas de cruceria en las que la estructura de nervios se independizo de los panos En la construccion de las catedrales se buscaba crear una sensacion mistica en el interior de las mismas es decir se buscaba unos interiores que recrearan un ambiente celestial efecto que se hace mas notorio en el gotico Un hecho a tener en cuenta es la aparicion de los gremios en este periodo reuniendo a artesanos que detentaban el monopolio del conocimiento practico de determinada rama de la produccion Se debe resaltar que el pueblo durante la Edad Media no poseia el habito de la lectura y eran muy pocos los que tenian acceso a la escritura y podian leer Por lo tanto el arte fue una forma de difundir en la sociedad la doctrina del cristianismo Resulta dificil identificar a artistas individuales en este periodo salvo algun maestro de obra en las construcciones arquitectonicas y la mayor parte de las obras son de autores anonimos Periodo siglo VI siglo XVEl Renacimiento EditarArticulo principal Renacimiento El Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci es el simbolo del espiritu humanista del Renacimiento El arte de este periodo A arte do periodo refleja las caracteristicas del diseno clasicismo razon y simetria Durante la Edad Media europea las pinturas y esculturas tendian a estar centradas en el tema religioso especialmente en el cristianismo Pero a medida que el Renacimiento emergia el foco de atencion de los artistas se traslada hacia el pasado clasico buscando influencias en la Grecia Antigua y Roma llevando a profundos cambios tanto en los aspectos tecnicos como en cuanto a los motivos y tematicas de la pintura y la escultura Los pintores pasaron entonces a aumentar el realismo de sus trabajos usando las nuevas tecnicas de perspectiva recien redescubierta y bastante desarrollada representando de un modo mas realista las tres dimensiones La manipulacion de la luz y la sombra presente en los trabajos de Ticciano con contraste de tonos fue realizada excelentemente mediante las tecnicas de chiaroscuro y de sfummato desarrolladas por Leonardo da Vinci Los escultores tambien redescubriran muchas tecnicas antiguas como el contrapposto Tambien se adoptaran muchos elementos de la arquitectura griega y romana pero la gran innovacion de la arquitectura renacentista va a ser el perfeccionamiento de la construccion de cupulas destacando la cupula de Santa Maria del Fiore en Florencia Siguiendo el espiritu humanista del periodo el arte se volco hacia tematicas mas laicas buscando motivos en la mitologia clasica anadiendolos a los temas cristianos Este genero de arte suele denominarse clasicismo renacentista Los tres artistas renacentistas mas influyentes son Leonardo da Vinci Michelangelo Buonarroti y Rafael Sanzio pertenecientes al renacimiento italiano Otra figura igualmente importante aunque menos conocida del Renacimiento en este caso de la pintura flamenca es Jan van Eyck pintor holandes Periodos Renacimiento italiano finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XVI Renacimiento nordico siglo XVIManierismo Barroco y Rococo EditarArticulos principales Manierismo Barroco Rococo Retrato de Rembrandt En el arte europeo el Clasicismo renacentista dio lugar sucesivamente a dos movimientos diferentes el Manierismo y el Barroco El primero una reaccion contra la perfeccion idealista del Clasicismo empleo la distorsion de la luz y de los espacios en la obra con el fin de enfatizar su contenido emocional y las emociones del artista El arte barroco llevo las tecnicas de representacion del Renacimiento hasta nuevas alturas enfatizando los detalles y el movimiento en su busqueda de la belleza Tal vez los pintores barrocos mas conocidos sean Rembrandt Rubens y Velazquez El manierismo supone una epoca de transicion y de profunda crisis del arte Los artistas jovenes criados en la veneracion del oficio de sus geniales predecesores Miguel Angel Leonardo y Rafael creen en su mayoria insuperables los logros de estos Se prueban diferentes alternativas para poder continuar su estela imitar el estilo la maniera que da nombre al manierismo a base de complicar todavia mas escorzos y contrastes o buscar extranos colores y armonias o representar extranas alegorias que incluso en su epoca eran oscuras para los no iniciados El barroco se ha despreciado posteriormente por ser un arte recargado en el que se le da un especial enfasis a la expresividad muchas veces exagerada Pero tambien es la epoca de mayor esplendor de las artes visuales musica literatura y arquitectura en muchos paises europeos Pintores como Rembrandt Rubens o Velazquez suelen utilizarse como paradigma y son mencionados ampliamente como cumbre de la perfeccion tecnica en pintura El arte barroco es frecuentemente visto como parte de una estrategia de la Contrarreforma o reforma catolica el elemento artistico del auge de la vida espiritual de la Iglesia catolica Para algunos historiadores del arte el enfasis que el arte barroco da a la grandiosidad es visto como un reflejo del Absolutismo Luis XIV de Francia dijo Yo soy la encarnacion de la grandiosidad cita requerida y muchos artistas barrocos serviran a los reyes buscando ese mismo objetivo Sin embargo el amor barroco por el detalle es con frecuencia considerado como el resultado de un excesivo ornamentalismo en cierta forma vulgar especialmente cuando el Barroco evoluciona hacia el estilo decorativo del Rococo Despues de la muerte de Luis XIV el rococo florecio por un corto periodo decayendo enseguida Como efecto de la aversion a la ornamentacion excesiva del Rococo tendra lugar el nacimiento del neoclasicismo Periodos Manierismo siglo XVI Barroco siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII Rococo mediados del siglo XVIIINeoclasicismo Romanticismo Academicismo Realismo EditarArticulos principales Neoclasicismo Romanticismo Academicismo Realismo David es un ejemplo paradigmatico de neoclasicismo A medida que el tiempo pasaba muchos artistas se manifestaban contrarios al ornamentalismo de los estilos anteriores y buscaban volver al arte anterior mas simple del Renacimiento formando el estilo que sera conocido como Neoclasicismo El neoclasico fue el componente artistico del movimiento intelectual conocido como Iluminismo el cual era igualmente idealista Ingres Canova y Jacques Louis David estan entre los mas conocidos neoclasicos En la arquitectura los teoricos van a adoptar de nuevo las formas del Arte Romano y Renacentista pero defendiendo la racionalidad y funcionalidad de las construcciones y desechando el dinamismo y los elementos ornamentales que habian caracterizado la etapa anterior Otro elemento caracteristico de la arquitectura neoclasica es su monumentalidad utilizada con la finalidad de comparar los reinos e imperios del momento con la grandiosidad del Imperio romano No puede obviarse en la genesis del Neoclasicismo la importancia de un cambio de mentalidad no por casualidad surge en el Siglo de las Luces siglo tambien de la Enciclopedia la Revolucion francesa y la primera Revolucion industrial asi como del nacimiento de la Arqueologia y los importantes hallazgos de Pompeya y Herculano y la creciente importancia de los libros de viajes que aportaron un punto de vista nuevo sobre la cultura clasica y en cierto modo la pusieron de moda La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix es uno de los cuadros mas importantes del Romanticismo De la misma manera que el Manierismo rechazaba el Clasicismo el Romanticismo rechazaba las ideas iluministas y la estetica neoclasica El arte romantico utilizaba el color y la gestualidad con el fin de retratar las emociones pero como el clasicismo utilizaba la mitologia clasica y la tradicion como una importante fuente de simbolismo Otro importante aspecto del Romanticismo fue su enfasis en la naturaleza en el retrato del poder y la belleza del mundo natural siempre idealizados de acuerdo con un yo El Romanticismo fue tambien un gran movimiento literario especialmente en la poesia Entre los mayores artistas romanticos estan Eugene Delacroix Francisco Goya y William Blake Muchos artistas de este periodo tenderan a presentar una posicion centralizadora que los llevo a adoptar simultaneamente caracteristicas diferentes de los estilos romantico y neoclasico como forma de sintetizarlos Las distintas tentativas tomaran forma en la Academia Francesa y reuniendose colectivamente en la Academia de Arte Se considera que William Adolphe Bouguereau encabeza esta nueva tendencia artistica A inicios del siglo XIX el aspecto y la sociedad de Europea se vieron radicalmente alterados por la industrializacion La pobreza la miseria y el desespero parecian ser el destino del nuevo proletariado creado por la Revolucion industrial En respuesta a estos cambios acontecidos en la sociedad surge el movimiento realista El realismo procura retratar esmeradamente las condiciones de vida y dificultades por las que pasan las clases populares en la esperanza de cambiar la sociedad Para este movimiento el artista debe representar su tiempo sin que tenga que posicionarse por un partido definido debe retratar los puntos que considera adecuados denunciando la sociedad En contraste con los romanticos que eran esencialmente optimistas con el destino humano el Realismo retrato la vida de las profundidades de una tierra urbana sin orden Al igual que el Romanticismo el Realismo se desarrollo tambien como un movimiento literario Entre los grandes pintores realistas estan Gustave Courbet y Edouard Manet quien abriria el camino para el Impresionismo Es interesante notar que el neoclasicismo haya sido dejado para el principio cuando con la aparicion de los nuevos estilos este continuo existiendo puntualmente y en ciertos lugares la arquitectura neoclasica perdurara hasta inicios del siglo XX Periodo Neoclasicismo siglo XVIII al siglo XIX Romanticismo fines de siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX Realismo siglo XIXImpresionismo post Impresionismo EditarArticulos principales Impresionismo Postimpresionismo El Impresionismo de Claude Monet Van Gogh representa una de las tendencias del Postimpresionismo Surgido de la etica naturalista del Realismo pero al mismo tiempo apartandose de ella crecio un importante movimiento artistico el Impresionismo Surge la fotografia y esta toma el lugar de la pintura de retratos y los artistas se volcaran en la busqueda del elemento fundamental de la pintura y destacado de la fotografia Se encontrara en la luz y el movimiento Los impresionistas fueron los pioneros en el uso de la luz en la pintura como forma de capturar la vida como vista por los ojos humanos Edgar Degas Edouart Manet Claude Monet Camille Pissarro y Pierre Auguste Renoir estaban relacionados con el movimiento impresionista Buscando nuevas formas de expresion y de dialogo con la realidad surgiran artista que aunque con un origen impresionista se separaran del movimiento previendo el advenimiento de lo moderno Genericamente llamados post impresionistas entre los integrantes de este grupo que no poseian ningun vinculo formal siendo muchas veces desconocidos unos de otros se incluian Vincent van Gogh Paul Gauguin y Paul Cezanne Arte moderno y vanguardista EditarDefinir el arte moderno es un asunto complicado ya que se han adoptado diversos puntos de vista en relacion a los periodos que abarca Sin embargo existe consenso en considerar que se inicia con el impresionismo y las vanguardias artisticas europeas de inicios del siglo XX ya que en lo sucesivo se producen un fuertes transformaciones en la representacion de la imagen Hubo importantes rupturas con respecto a las normativas del arte academico 7 Esto se fue dando sucesivamente desde los impresionistas pasando por los aportes de Vincent Van Gogh Paul Gauguin y Paul Cezanne entre otros que sirven de referente y reflexion para los artistas de generaciones inmediatamente posterior La idea de modernidad se la relaciona por lo general con una nueva forma de asumir el problema estetico dejando atras las reglas de la tradicion Tienen en comun mayor conciencia de su epoca y de los cambios importantes que se venian produciendo como por ejemplo un mayor dinamismo y movilidad en su vida cotidiana debido a las nuevas tecnologias para la comunicacion asi como novedades en el transporte entre otras Todo ello fue de impacto para una percepcion de la realidad mucho mas dinamica y en cierto modo fugaz Varios artistas poetas e intelectuales buscaron mantener una correspondencia con el espiritu moderno de la epoca buscando estar estar a tono con su tiempo Sus obras debian expresar de alguna manera los cambios que se estaban produciendo en el momento El primer paso fue resquebrajar la imagen imitativa de la realidad circundante o contextual El desarrollo de la fotografia y la aparicion del cine influenciaron sin duda para que el arte dejase de ser imitacion Como resultado las distintas vanguardias que surgieron a partir de la primera decada del siglo XX fueron sucediendose en tiempos relativamente cortos con marcadas diferencias unas de otras segun los estilos y objetivos buscados Todos buscaban innovar Las vanguardias historicas como tambien se las conoce comienzan con diversos movimientos expresionistas En Francia con el fovismo o fauvismo como tambien se escribe Fue a raiz de las obras presentadas en el Salon de Otono de 1905 que se dio a conocer con este apelativo Las pinturas se destacaban por la expresion salvaje por medio del color Su nombre deriva de la palabra en frances fauve que refiere a fieras y fue el critico Vauxcelles quien lo acuno cuando vio una escultura de estilo renacentista junto a cuadros de Matisse Roualt y Derain 8 El grupo Die Brucke El Puente fue por otro lado el primero en Alemania Se formo en Dresde al igual que los fovistas en 1905 aun cuando sus integrantes se conocian con antelacion Formaron parte de este grupo los artistas Ernst Ludwig Kirchner Bleyl Heckel Schmidt Rottluff Nolde y otros mas En 1911 Vasili Kandinsky y Franz Marc fundaron en Munich el grupo Der Blaue Reiter El Jinete Azul Surgieron seguidamente otros movimientos renovadores tales como el Expresionismo el Cubismo analitico y sintetico el Orfismo el Futurismo el Dadaismo el Surrealismo y por supuesto el Arte abstracto Estos nuevos movimientos trastocaran las nociones tradicionales del arte y los cambios producidos corresponden a las transformaciones que a su vez se producian en la sociedad en la tecnologia y por supuesto en el pensamiento Periodo primera mitad del siglo XXArte contemporaneo EditarArticulo Arte contemporaneo La naturaleza misma del arte contemporaneo es compleja y es muy distinta a la de las manifestaciones artisticas que la anteceden Desde la antiguedad hasta el arte moderno las obras de arte son productos materiales que se sustentan en la relacion de sus elementos de expresion en los estilos y por supuesto en sus valores espirituales que varian segun las epocas y las motivaciones de los artistas En el arte contemporaneo ya no sucede igual El siglo XX fue el siglo de los grandes cambios artisticos producidos en tiempo muy veloz El inicio del arte moderno que se remonta a los impresionistas de fines del siglo XIX y luego continuo con las vanguardias habia ocasionado una importante fractura en los modos de representacion de la imagen Ahora bien tanto en el arte figurativo como en el arte abstracto el artista siempre concibio un producto material la obra de arte hecho con unas tecnicas y unos materiales Pero a partir de los anos sesenta este criterio material del arte cambio y aunque no se descarta en muchos casos el uso de materiales convencionales el artista contemporaneo se ha valido de otros materiales y nuevos medios expresivos no tradicionales El panorama que se le plantea es tan variado que puede ir de lo material a lo inmaterial cuando se apoya esencialmente en el concepto con ello puede prescindir de la obra fisica material y trabajar a nivel de ideas Por otro lado puede intervenir obras a diversas escalas intervenir un paisaje natural o un espacio urbano asi como trabajar instalaciones de diversa indole en espacios cerrados o bien expresarse mediante el gesto corporal en los performances o utilizar los nuevos medios masivos de comunicacion como el internet y crear una obra virtual Todo depende de las busquedas especificas de los artistas y de las circunstancias en que estos se desenvuelven El arte contemporaneo es tan amplio y heterogeneo que el intento de una definicion supone ya un problema Ello se debe a su compleja naturaleza por lo que existen multiples acercamientos que varian segun los enfoques de diversos autores Hoy dia Nueva York y Paris han dejado de ser los unicos ejes culturales que polarizan los avances del arte contemporaneo No solo los horizontes espaciales se han ampliado sino tambien se valoran las confluencias culturales tanto del arte de Occidente como de Oriente Africa Asia las Americas y otros regiones Entre los movimientos de arte contemporaneo se encuentran Pop art Neodadaismo y Nuevo Realismo Minimalismo Abstraccion post pictorica Arte povera Arte de la tierra Land Art Arte publico Public Art Arte conceptual Arte de accion performance happening Periodo segunda mitad del siglo XXReferencias Editar Estudiosos como Giulio Carlo Argan consideran el arte contemporaneo como un desbordamiento de la crisis del arte en cuanto a ciencia europea Los estudios sobre historia del arte por otro lado suelen centrarse en la pintura la arquitectura y la escultura dejando de lado otras ramas como la literatura o la musica las cuales son estudiadas en trabajos mas especializados Panofsky Erwin 1955 Meaning in the Visual Arts The University of Chicago Press Chicago El eurocentrismo es sostenido entre otros autores por Enrique Dussel quien marca como punto de origen el descubrimiento de America en 1492 cuando a partir del proceso de colonizacion de America se da el inicio al desarrollo economico y cultural de Europa que queda a la cabeza de la civilizacion occidental y por tanto es el centro de produccion de conocimiento Un claro ejemplo de esta costumbre es el propio termino del estilo romanico que fue puesto por Charles de Gerville en 1818 para explicar la produccion artistica posterior a la caida del Imperio romano y anterior al estilo gotico La primera vez que se lo menciona es en una carta de Gerville a Auguste Le Prevost en la que habla sobre el medioevo El autor expone estas ideas en Renacimiento y renacimientos en el arte occidental obra que recoge una serie de conferencias dadas por Erwin Panofsky en 1952 a modo de curso de verano para la universidad de Uppsala Suecia Platon se refiere a la armonia y proporcion del hombre en Timeo V diciendo lo siguiente Como el Dios queria asemejarlo lo mas posible al mas bello y absolutamente perfecto de los seres inteligibles lo hizo un ser viviente visible y unico con todas las criaturas vivientes que por naturaleza le son afines dentro de si El vinculo mas bello es aquel que puede lograr que el mismo y los elementos por el vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad La proporcion es la que por naturaleza realiza esto de la manera mas perfecta CAUQUELIN Anne 2002 El arte moderno y su regimen El arte contemporaneo Mexico Publicaciones Cruz O S A p 18 ISBN 968 20 0411 X DE MICHELI Mario Mario De Micheli 2015 1979 La protesta del expresionismo Las vanguardias artisticas del siglo XX Angel Sanchez Gijon trads Le avanguardie artistiche del Novecento 7a reimpresion edicion Madrid Alianza Editorial S A p 86 ISBN 978 84 206 7883 2 Enlaces externos EditarCuadros en alta calidad y frases celebres de artistas europeos Historia da arte en portugues Art History en inglesBibliografia EditarARGAN Giulio Carlo Arte moderna Sao Paulo Companhia das Letras 1992 ISBN 85 7164 251 6 GOMBRICH E H Historia da Arte Sao Paulo LTC Editora ISBN 85 216 1185 4 Datos Q406905 Multimedia Art of EuropeA Obtenido de https es wikipedia org w index php title Historia del arte occidental amp oldid 140426046, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos