fbpx
Wikipedia

Música modernista

Historia de la música
  • Música en la Historia antigua
    (hace 50 000 años-500 d. C.)

Música en la Prehistoria
Música en la Antigüedad

Música de la Edad Media
Música del Renacimiento

Música del Barroco
Música del Clasicismo
Música del Romanticismo
Música del impresionismo

  • Período moderno y contemporáneo
    (1910-presente)

Música modernista
Jazz
Música popular
Música contemporánea

Este artículo forma parte de la categoría:
Historia de la música

Véase también: Portal:Música

La nueva música[1]​ o moderna se refiere a la música de la tradición europea escrita (artística), elaborada aproximadamente entre 1910 y 1975. Fue precedida por la música del romanticismo y postromanticismo, y sucedida por la música clásica contemporánea. El momento exacto en el cual terminó el modernismo e inició la música contemporánea, es todavía motivo de debate entre los expertos. En ocasiones se equipara la música moderna con la música del siglo XX aunque esta última abarca un tiempo cronológico en lugar de un período estético. La música moderna está basada en los valores filosóficos y estéticos del modernismo al cual tienen como principio principal la ruptura con la tradición, y la permanente innovación. Debido a esto está estrechamente ligada al vanguardismo. A diferencia de los períodos anteriores, prácticamente todos los compositores de este período participaron en varios movimientos musicales diferentes, ya sea simultáneamente o por etapas.

Principios

Se da el nombre de modernismo a una serie de movimientos basados en el concepto de que, siendo el siglo XX una época de fundamentales cambios sociales y tecnológicos, el arte debe adoptar y desarrollar estos principios como fundamento estético. El modernismo toma el espíritu progresista de fines del siglo XIX y su apego por el rigor del avance tecnológico, por lo que lo despega de las normas y formalismos del arte de la época y la tradición. De esta manera la característica principal del modernismo es la pluralidad del lenguaje, entendiendo que ningún lenguaje musical en particular asumió una posición dominante.

Técnicamente hablando el modernismo musical tiene tres características principales que lo distinguen de los períodos anteriores:

Principales técnicas, estilos y movimientos

Futurismo

 
Luigi Russolo (1885-1947) compositor italiano que adhirió al manifiesto futurista y creó El arte de las o los ruidos como manifestación musical de este movimiento.

El futurismo fue uno de los movimientos iniciales de vanguardia en la Europa del Siglo XX. Esta corriente artística fue fundada en Italia por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien redacta el Manifiesto Futurista, y lo publica el 20 de febrero de 1909 en el diario Le Figaro de París.

Este movimiento buscaba la ruptura con las tradiciones artísticas del pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Intentó enaltecer la vida contemporánea, esto por medio de dos temas principales: la máquina y el movimiento. El futurismo recurría a cualquier medio de expresión; artes plásticas, arquitectura, poesía, publicidad, moda, cine y música; con el fin de construir de nuevo el perfil del mundo.

Los primeros trabajos futuristas en el campo de la música empezaron en 1910, mismo año en que se firma el Manifiesto de los músicos futuristas. Los principales compositores futuristas fueron los italianos Francesco Balilla Pratella y Luigi Russolo. Russolo concibe en este manifiesto El arte de los ruidos de 1913, como una consecuencia a los estudios previamente realizados por Pratella. La «música de ruidos» fue posteriormente incorporada a las performances, como música de fondo o como una especie de partitura o guía para los movimientos de los intérpretes, además inventó una máquina de ruido llamada Intonarumori o "entonador de ruidos", que fue duramente criticada en su época. Entre sus obras más significativas destaca Los Relámpagos de 1910.

Russolo fue el antecedente de la música concreta, un lenguaje sonoro en el cual se utilizaba cualquier sonido, fuese este uno producido por la naturaleza o por la técnica (técnica gutural, fuesen palabras o un lenguaje inarticulado).

Crisis de la tonalidad y atonalismo

 
Aleksandr Skriabin (1872-1915) fue uno de los iniciadores del atonalismo, famoso por la utilización de su acorde místico.

Los primeros antecedentes de la música europea sin un centro tonal se encuentran en Franz Liszt con su Bagatella sin tonalidad de 1885, período que ya se hablaba de una "crisis de la tonalidad". Esta crisis se generó a partir del uso cada vez más frecuente de acordes ambiguos, inflexiones armónicas menos probables, y las inflexiones melódicas y rítmicas más inusuales posibles dentro de la música tonal. La distinción entre lo excepcional y lo normal se hizo más y más borrosa, y como resultado, se produjo un aflojamiento concomitante de los enlaces sintácticos a través de los cuales los tonos y armonías habían sido relacionados entre sí. Las conexiones entre las armonías eran inciertas, las relaciones y sus consecuencias se volvieron tan tenues que apenas funcionaban en absoluto. A lo sumo, las probabilidades del sistema tonal se habían vuelto demasiado oscuras; en el peor de los casos, se estaban acercando a una uniformidad que proporcionan pocas guías para la composición o la escucha. A principios del siglo XX compositores como Claude Debussy, Aleksandr Skriabin, Béla Bartók, Paul Hindemith, Serguéi Prokófiev, Carl Ruggles, Ígor Stravinski y Edgar Varèse, escribieron música que se ha descrito, total o parcialmente, como atonal. Aleksandr Skriabin realizó un particular estilo de impresionismo y atonalidad, basando obras como Mysterium, Poema del éxtasis o Prometeo: el poema de fuego en un acorde por cuartas y tritonos llamado "acorde místico", muy alejado de los habituales acordes de tríada formados por intervalos de tercera.

La primera fase del atonalismo (antecesora del dodecafonismo), conocida como "atonalidad libre" o "cromatismo libre", implicó un intento consciente de evitar la armonía diatónica tradicional. Las obras más importantes de este periodo son la ópera Wozzeck (1917-1922) de Alban Berg y Pierrot Lunaire (1912) de Arnold Schönberg. El primer período de piezas libremente atonales de Schoenberg (de 1908 a 1923), tienen a menudo como un elemento integrador a una célula interválica que, además de la expansión se puede transformar en una fila de tonos, y en el que las notas individuales pueden "funcionar como elementos fundamentales, para permitir la superposición de estados de una célula básica o la interconexión de dos o más células básicas". Otros compositores en Estados Unidos como Charles Ives, Henry Cowell y más adelante George Antheil, produjeron música impactante para la audiencia de la época por su desprecio de las convenciones musicales. Combinaron frecuentemente música popular con aglutinación o politonalidad, extremas disonancias, y una complejidad rítmica en apariencia inejecutable. Charles Seeger enunció el concepto de contrapunto disonante, una técnica usada por Carl Ruggles, Ruth Crawford-Seeger, y otros.

Primitivismo

 
Igor Stravinsky (1882-1971), su obra La consagración de la primavera es considerada la obra más importante del siglo XX.

El primitivismo fue un movimiento de las artes que pretendía rescatar el folclore más arcaico de ciertas regiones con un lenguaje moderno o modernista. Similar al nacionalismo en su afán por rescatar lo local, el primitivismo incorporó además métricas y acentuaciones irregulares, un mayor uso de la percusión y otros timbres, escalas modales, y armonía politonal y atonal. Dentro de la música los dos gigantes de este movimiento fueron el ruso Igor Stravinsky y el húngaro Bela Bartok, aunque la obra de ambos sobrepasa con creces la denominación "primitivista".

El primero de los períodos estilísticos mayores de Stravinski (excluyendo algunos trabajos menores tempranos) fue inaugurado por los tres ballets que compuso para Diáguilev. Estos ballets tienen varias características compartidas: están hechos para ser interpretados por orquestas sumamente grandes; los temas y motivos argumentales se basan en el folclore ruso; y llevan la marca de Rimski-Kórsakov tanto en su desarrollo como en su instrumentación. El primero de los ballets, El pájaro de fuego (1910), es notable por su inusual introducción (tríos de cuerdas bajas) y barrido de la orquestación. Petrushka (1911), también se anota distintamente y es el primero de los ballets de Stravinski que utiliza la mitología folclórica Rusa. Pero es en el tercer ballet, La consagración de la primavera (1913), el que generalmente es considerado la apoteosis del "Período Primitivista Ruso" de Stravinski. Aquí, el compositor utiliza la brutalidad de la Rusia pagana, reflejando estos sentimientos en la agresiva interpretación, armonía politonal y ritmos abruptos que aparecen a lo largo del trabajo. Hay varios pasajes famosos en esta obra, pero dos son de nota particular: el primer tema basado en los sonidos del fagot con las notas en el límite de su registro, casi fuera de rango; y el ataque rítmicamente irregular (utilizando el recurso típico del período ruso stravinskiano de tomar una célula rítmica breve e ir desplazando su acentuación) de dos acordes superpuestos utilizando solo el talón del arco por las cuerdas y haciendo más evidente la reorganización permanentemente cambiante del motivo inicial, duplicando con los bronces los acordes que resultan acentuados cada vez. La consagración es generalmente considerada no solo la obra más importante del primitivismo o de Stravinsky, sino que de todo el siglo XX, tanto por su ruptura con la tradición, como por la influencia en todo el mundo.

Otras piezas destacadas de este estilo incluyen: El Ruiseñor (1914), Renard (1916), Historia de un soldado (1918), y Las bodas (1923), instrumentada para la original combinación de cuatro pianos y percusión, con participación vocal. En estas obras el músico llevó al límite la herencia de la escuela nacionalista rusa hasta prácticamente agotarla.

 
Bela Bartok (1881-1945) fue el creador de la etnomusicología, y gracias a sus investigaciones creó numerosas obras basadas en el folclor europeo.

Bartók fue un músico húngaro que destacó como compositor, pianista e investigador de música folclórica de la Europa oriental (especialmente de los Balcanes). Bartók fue uno de los fundadores de la etnomusicología, basada en las relaciones que unen la etnología y la musicología. A partir de sus investigaciones desarrolló un estilo muy personal e innovador.

A partir de 1905, profundiza sus conocimientos en la música tradicional y las canciones folclóricas magiares, en sintonía con el auge de los movimientos nacionalistas. Toma entonces conciencia de la necesidad de preservar la memoria musical tradicional de su país. Junto con Zoltán Kodály, comenzó a recorrer los pueblos de Hungría y Rumanía para recoger miles de melodías y canciones que transcribieron y grabaron con un gramófono. Extendieron luego esa labor a buena parte de los pueblos de la Europa central y hasta Turquía. Anteriormente, se pensaba que la música folclórica húngara se basaba en melodías zíngaras. Pero Bartók descubrió que las antiguas melodías húngaras se basaban en escalas pentatónicas, al igual que la música asiática o la de Siberia. Bartók escribió una buena cantidad de pequeñas piezas para piano derivadas de la música folclórica, y creó acompañamientos para canciones populares.

Nunca habló de su técnica compositiva, sino que ha sido el musicólogo húngaro Ernö Lendvai quien dedicó gran parte de su vida a descubrir las bases de este sistema. Según Lendvai, la música de Bartók está basada en gran parte en sus investigaciones con el folklore, en especial del húngaro, y podría dividirse en dos grandes bloques, distintos en cuanto a concepción pero complementarios entre sí, llegando a alternarse incluso en una misma obra en distintas secciones; son el sistema diatónico, basado en la música folklórica, sus modos y ritmos, en la escala acústica, y en otros procedimientos que no entraremos a valorar, y el Sistema cromático, influenciado también por el folklore, y que se basa por un lado en el Sistema axial, y por otro en la Proporción áurea. Su obra más puramente "primitivista" sea probablemente Allegro Barbaro (1911), junto con una gran cantidad de canciones y danzas folclóricas de Europa oriental. Ese mismo año escribió la que fue su única ópera, El castillo de Barba Azul. Durante la Primera Guerra Mundial, escribió los ballets El príncipe de madera y El mandarín maravilloso, seguidos por dos sonatas para violín y piano, que son armónica y estructuralmente unas de sus más complejas piezas. Su afán de experimentación lo llevó a un estilo cada vez más único y genial, con obras como la Música para cuerda, percusión y celesta, la Sonata para dos pianos y percusión, además de 6 cuartetos de cuerda, la obra para piano Mikrokosmos, y los tres conciertos para piano y orquesta.

Microtonalismo

 
Charles Ives (1874-1954) fue uno de los más prominentes compositores de música microtonal, y el pionero en Estados Unidos.

El microtonalismo es la música que utiliza microtonos (los intervalos musicales menores que un semitono). El músico estadounidense Charles Ives definía a los microtonos de manera humorística como “las notas entre las teclas del piano”. Experimentando con el violín en 1895, el mexicano Julián Carrillo (1875-1965) distingue dieciséis sonidos claramente diferentes entre los lanzamientos de G y A emitida por la cuarta cuerda de violín. Llamó a estas distinciones microtonales Sonido 13 y escribió sobre la teoría de la música y la física de la música. Inventó un simple notación numérica para representar las escalas musicales sobre la base de cualquier división de la octava, como tercios, cuartos, cuartos, quintos, sextos, séptimos, y así sucesivamente (incluso escribió, la mayoría de las veces, para cuartos, octavos y dieciseisavos combinados, la notación es la intención de representar cualquier subdivisión imaginable). Inventó nuevos instrumentos musicales, y otros los adaptó para producir microintervalos. Compuso una gran cantidad de música microtonal y grabó 30 de sus composiciones. En los años 1910 y 1920, los cuartos de tono y otras subdivisiones de la octava recibieron la atención de otros compositores como Charles Ives, Alois Haba (1/4 y 1/6 de tono), Ivan Wyschnegradsky (1/4, 1/6, 1/12 y escalas no octabables), Ferruccio Busoni (quien hizo algunos experimentos infructuosos en la adaptación de un piano de tercios de tono), Mildred Couper y Harry Partch. Erwin Schulhoff dio clases de composición con cuartos de tono en el Conservatorio de Praga. Destacados compositores microtonales o investigadores de los años 1940 y 1950 incluyeron a Adriaan Fokker (31 tonos iguales por octava), y a Groven Eivind. La música microtonal nunca tuvo demasiada aceptación y fue considerada en adelante casi exclusivamente por los músicos de Vanguardia.

Segunda Escuela Vienesa, dodecafonismo y serialismo

Una de las más significativas figuras en la música del siglo XX es Arnold Schoenberg. Sus primeros trabajos pertenecen al estilo romántico tardío, influenciado por Richard Wagner y Gustav Mahler, pero luego abandonó el sistema de composición tonal para escribir música atonal. Con el tiempo, desarrolló la técnica del dodecafonismo, proponiéndola en 1923 en reemplazo de la organización tonal tradicional.

Sus alumnos Anton Webern y Alban Berg también desarrollaron y profundizaron el uso del sistema dodecafónico, y destacaron por el uso de tal técnica bajo reglas propias. Los tres son conocidos, familiarmente, como La Trinidad Schoenberg, o la Segunda Escuela Vienesa. Este nombre se creó para resaltar que esta Nueva Música tuvo el mismo efecto innovador que la Primera Escuela de Viena de Haydn, Mozart y Beethoven.

El dodecafonismo fue una forma de música atonal, con una técnica de composición en la cual las 12 notas de la escala cromática son tratadas como equivalentes, es decir, sujetas a una relación ordenada que (a diferencia del sistema mayor-menor de la tonalidad) no establece jerarquía entre las notas. Lo que hizo el fundador de la música dodecafónica, Schönberg, fue prohibir por estatuto usar una nota más que otra: la melodía dodecafónica debe llevar las 12 notas que hay en la escala cromática. Se escribe siguiendo el principio de que todos los doce semitonos o notas son de igual importancia. La relación interna se establece a partir del uso de una serie compuesta por las doce notas. El compositor decide el orden en que aparecen con la condición de que no se repita ninguna hasta el final.

 
Anton Webern (1883-1945) discípulo de Schoemberg, desarrolló las ideas dodecafónicas y creó el serialismo integral.

La música de Schoenberg y la de sus seguidores fue muy controvertida en sus días, y así permanece todavía en alguna medida. Como carece de un sentido de melodía definida, algunos oyentes la encontraban —y todavía la encuentran— difícil de seguir. A pesar de ello, actualmente se siguen interpretando, estudiando y escuchando obras como Pierrot Lunaire, mientras que se han olvidado otras composiciones contemporáneas que en su momento se consideraban más aceptables. En gran medida, la causa de esto es que su estilo pionero resultó muy influyente, incluso entre compositores que continuaron componiendo música tonal. A partir de ellas, muchos compositores han escrito música no basada en la tonalidad tradicional.

El serialismo integral representa un paso más adelante del dodecafonismo, y fue creada por el que fue discípulo de Schönberg, Anton Webern: se establece un orden no solo para la sucesión de las diferentes alturas, sino para la sucesión de las diferentes duraciones (las "figuras", como la negra, corchea, etc.) y la sucesión de las dinámicas (los niveles de intensidad sonora), como también para la articulación. Todas estas series se repiten durante el transcurso de una obra. La técnica se ha llamado serialismo integral para distinguirla del serialismo limitado del dodecafonismo. Irónicamente, después de años de impopularidad, el estilo puntillista de Webern —en el que los sonidos individuales son cuidadosamente ubicados en la obra de manera que cada uno tiene importancia— se convirtió en norma en Europa durante los años cincuenta y sesenta, y fue muy influyente entre compositores de la postguerra como Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Luciano Berio, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen e Igor Stravinsky.

Neoclasicismo

El neoclasicismo en música refiere al movimiento del siglo XX que retomó una práctica común de tradición en cuanto a la armonía, la melodía, la forma, los timbres y los ritmos, pero mezclada con grandes disonancias atonales y ritmos sincopados, como punto de partida para componer música. Ígor Stravinski, Paul Hindemith, Sergéi Prokófiev, Dmitri Shostakóvich y Béla Bartók son los compositores más importantes usualmente mencionados en este estilo, pero también el prolífico Darius Milhaud y sus contemporáneos Francis Poulenc y Arthur Honegger (Los Seis).

El neoclasicismo nació al mismo tiempo que el retorno general a modelos racionales en las artes, en respuesta a la primera guerra mundial. Más pequeño, más escaso, más ordenado fueron las tendencias concebidas como respuesta a la saturación emocional que muchos sintieron había empujado a la gente a las trincheras. Teniendo en cuenta que los problemas económicos favorecían grupos más pequeños, la búsqueda por hacer “más con menos” se tornó en consecuencia una práctica obligada. Historia del soldado de Stravinski es por esta razón una semilla de pieza neoclásica, como sucede también en el concierto Los robles de Dumbarton, en su Sinfonía para instrumentos de viento o en la Sinfonía en do. La culminación neoclásica de Stravinski es su ópera El progreso del libertino («Rake's Progress»), con libreto del bien conocido poeta modernista W. H. Auden.

Durante un tiempo, el alemán Paul Hindemith fue rival de Stravinski en el neoclasicismo, mezclando punzantes disonancias, polifonía y cromatismo libre dentro de un estilo utilitario. Hindemith produjo trabajos de cámara y orquestales en este estilo, quizá el más famoso de ellos sea Mathis der Maler. Su producción de cámara incluye su Sonata para corno inglés y piano, un trabajo expresionista lleno de detalles oscuros y conexiones internas.

 
Serguéi Prokófiev (1881-1953) fue un destacado compositor ruso.

El neoclasicismo encontró una audiencia interesada en EE.UU.; la escuela de Nadia Boulanger promulgó ideas musicales basadas en la comprensión de la música de Stravinski. Entre sus estudiantes se encuentran músicos neoclásicos como Elliott Carter (en su primer época), Aaron Copland, Roy Harris, Darius Milhaud, Astor Piazzolla y Virgil Thomson.

El rasgo más audible del neoclasicismo son melodías que usan la tercera como intervalo fijo, y agregan cromáticamente notas disonantes al ostinato, bloques armónicos y mezcla libre de polirritmos. El neoclasicismo ganó gran aceptación de la audiencia con rapidez, y fue internalizado por aquellos opositores al atonalismo como la verdadera música moderna.

En el contexto de la Unión Soviética, particularmente durante el gobierno de Iósif Stalin, el neoclasicismo se ubicó dentro del realismo socialista. Esta fue una corriente estética cuyo propósito fue expandir el conocimiento de los problemas sociales y las vivencias de los hombres por medio del arte. De esta manera los prominentes compositores Serguéi Prokófiev y Dmitri Shostakóvich tuvieron que componer forzadamente en este estilo, incorporando elementos nacionalistas y valores comunistas, pues cualquier tipo de vanguardia se consideraba como parte de la decadencia de la burguesía de occidente.

Música electrónica y concreta

Los avances tecnológicos en el siglo XX permitieron a los compositores utilizar medios electrónicos para producir sonidos. En Francia se desarrolló la música concreta escuela que producía sonidos existentes en el mundo. Se llama concreta porque según Pierre Schaeffer, su inventor, planteaba que está producida por objetos concretos y no por los abstractos que serían los instrumentos musicales tradicionales. El primero que dispuso de esos medios fue Edgar Varese, quien presentó Poème électronique en el pabellón Philips de la Exposición de Bruselas en 1958. En 1951, Schaeffer, junto a Pierre Henry, crearon el Grupo de Investigación de Música Concreta en París. Pronto atrajo un gran interés, y entre los que se acercaron se encontraban diferentes compositores significativos como Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Jean Barraqué, Karlheinz Stockhausen, Edgard Varese, Iannis Xenakis, Michel Philippot y Arthur Honegger. La producción compositiva entre 1951 y 1953 comprendió Étude I (1951) y Étude II (1951) por Boulez, Timbres-durées (1952) por Messiaen, Étude (1952) por Stockhausen, Le microphone bien tempéré (1952) y La voile d’Orphée (1953) por Henry, Étude I (1953) por Philippot, Étude (1953) por Barraqué, las piezas mezcladas Toute la lyre (1951) y Orphée 53 (1953) por Schaeffer/Henry, y la música para película Masquerage (1952) por Schaeffer y Astrologie (1953) por Henry. En 1954 Varèse y Honegger visitaron el estudio para trabajar en las partes en cinta de Déserts y La rivière endormie. En Alemania en cambio la forma de usar la tecnología se llamó música electrónica, que es aquella que utiliza solamente sonidos producidos electrónicamente. El primer concierto tendría lugar en Darmstadt en 1951, sin embargo la primera obra de importancia sería El canto de los adolescentes de Karlheinz Stockhausen de 1956. En EE. UU., Milton Babbitt usó el sintetizador RCA Mark II para crear música. Otros compositores abandonaron los instrumentos convencionales, y usaron cintas magnéticas para crear música, grabar sonidos, y manipularlos de alguna manera. Hymnen (de Stockhausen), Déserts (de Edgard Varése) y Sincronismos (de Mario Davidovsky) ofrecen unos pocos ejemplos. Esta posibilidad tomó muchas formas: algunos compositores simplemente incorporaron instrumentos electrónicos dentro de piezas relativamente convencionales. Olivier Messiaen, por ejemplo, usó las Ondas Martenot en cierto número de trabajos. Oskar Sala creó la pista no musical para la película Los pájaros (de Alfred Hitchcock) usando el trautonium, un instrumento electrónico que él mismo ayudó a desarrollar. Morton Subotnick proveyó la música electrónica para 2001: una odisea del espacio. Otros compositores como Luigi Russolo, Mauricio Kagel y Joe Meek también aportaron a la investigación y exploración de la música electrónica.

Iannis Xenakis es otro compositor moderno que ha usado computadoras e instrumentos electrónicos (incluido uno inventado por él) en muchas composiciones. Algunos de estos trabajos electrónicos son piezas suavemente ambientadas, y otras muestran una violenta y salvaje sonoridad. Compositores como Alvin Lucier, Gordon Mumma y David Tudor crearon e interpretaron música electrónica en vivo, a menudo diseñando sus propios instrumentos o usando cintas. En el siglo XX florecieron una cantidad de instituciones especializas en música electrónica, siendo quizá el IRCAM de París la más conocida.

Música aleatoria y vanguardismo radical

 
El compositor alemán Karlheinz Stockhausen (1928-2007) fue pionero en muchas de las formas musicales vanguardistas del siglo XX, especialmente en las más radicales.

Si bien el modernismo en sí es música de vanguardia, el vanguardismo dentro de ella se refiere a los movimientos más radicales y controversiales, donde el concepto de música llega hasta sus límites -si no ya los sobrepasa- utilizando elementos como ruidos, grabaciones, el sentido del humor, el azar, la improvisación, el teatro, el absurdo, el ridículo, o la sorpresa. Dentro de los géneros generalmente ubicados dentro de esta corriente radical se encuentra la música aleatoria, la música electrónica en vivo, el teatro musical, la música ritual, la composición de procesos, el happening musical, o la música intuitiva, entre muchas otras. Entre los compositores más trascendentales que incursionaron en estas aventuras se encuentra John Cage en América y Karlheinz Stockhausen en Europa.

La música aleatoria o de azar es una técnica compositiva musical basada en el recurso a elementos no regulados por pautas establecidas y en la que adquiere un papel preponderante, es la improvisación a partir de las secuencias no estructuradas. Tales rasgos improvisadores pueden fijarse en la creación del autor o en el desarrollo de la propia interpretación. Es frecuente, en consecuencia, la composición de piezas aleatorias en las que el ejecutante determina la estructura final de la obra, mediante la reordenación de cada una de las secciones de la misma, o incluso mediante la interpretación simultánea de varias de ellas.

El azar es un rasgo definitorio de esta técnica compositiva que alcanzaría una notable difusión a partir de la década de 1950. Las corrientes aleatorias tuvieron algunas de sus más significativas representaciones en las creaciones del estadounidense John Cage con Music of Changes (1951) o 4′33″ (probablemente la obra más radical del siglo XX, famosa por consistir en la indicación de no tocar por 4 minutos y 33 segundos). También fue notable el uso del I Ching, un antiguo texto chino clásico sobre eventos cambiantes, el cual se convirtió en la herramienta compositiva habitual de Cage. Conocido también por la invención del piano preparado, compuso varias obras entre las que destaca Sonatas e interludios. El alemán Karlheinz Stockhausen con Hymnen (1967), y la electrónica Gesang der Jünglinge, fueron hitos importantes. Otros compositores como los italianos Bruno Maderna y Franco Donatoni, el polaco Witold Lutosławski, el griego Iannis Xenakis, el húngaro Gyorgy Ligeti, el español Luis de Pablo, los argentinos Alberto Ginastera, y Mauricio Kagel y los franceses Edgar Varese y Pierre Boulez también fueron significativos.

Las más destacadas modalidades en las que se plantea la creación aleatoria en la música contemporánea son la forma móvil, que impone diversas soluciones interpretativas de rango equiparable; la forma variable, en la que predomina la improvisación; y el llamado work in progress, que constituye el máximo grado de azar en la ejecución de la pieza. En todas ellas suelen incorporarse instrumentos clásicos, con especial atención al piano, y medios de ejecución electrónicos tales como sintetizadores, distorsionadores y cintas grabadas.

Micropolifonía y masas sonoras

 
Luego de Gyorgy Ligeti (1923-2006), el griego Iannis Xenakis (en la imagen) y el polaco Krzysztof Penderecki fueron los principales exponentes de la utilización de masas sonoras y micropolifonía.

En palabras de David Cope la micropolifonía se trata de «una simultaneidad de diferentes líneas, ritmos y timbres».[2]​ La técnica fue desarrollada por György Ligeti, quien la explicó así: «La compleja polifonía de las voces individuales está enmarcada en un flujo armónico-musical, en el que las armonías no cambian súbitamente, sino que se van convirtiendo en otras; una combinación interválica discernible es gradualmente haciéndose borrosa, y de esta nubosidad es posible sentir que una nueva combinación interválica está tomando forma». «La micropolifonía se asemeja a los clústers, pero difiere de ellos en el uso que hace de líneas más dinámicas que estáticas».[2]​ El primer ejemplo de micropolifonía en la obra de Ligeti se produce en el segundo movimiento de su composición orquestal Apparitions.[3]​ También son pioneras en la aplicación de esta técnica su siguiente trabajo para orquesta Atmosphères y el primer movimiento de su Requiem, para soprano, mezzosoprano, coro mixto y orquesta sinfónica. Esta última obra alcanzó gran popularidad debido a que formó parte de la banda sonora de la película de Stanley Kubrick 2001: Una odisea del espacio

La técnica de la micropolifonía es más fácil de aplicar con agrupaciones más grandes o con instrumentos musicales polifónicos como el piano.[2]​ Aunque el Poème Symphonique para 100 metrónomos crea «micropolifonía de una complejidad sin parangón».[4]​ Muchas de las piezas para piano de Ligeti son ejemplos de micropolifonía aplicados a esquemas rítmicos derivados del complejo "minimalismo" de Steve Reich y de la música de los pigmeos.

Intrínsecamente relacionada con la micropolifonía esta la masa de sonido o masa sonora que es una textura musical cuya composición, en contraste con otras texturas más tradicionales, «minimiza la importancia de las alturas musicales individuales para preferir la textura, el timbre y la dinámica como principales formadores del gesto y el impacto».[5]

Esta técnica fue desarrollada partiendo de los clústers utilizados por el modernismo musical y después se extendió a la escritura orquestal hacia finales de los años 1950 y 60. La masa sonora «difumina la frontera entre el sonido y el ruido».[5]​ Una textura puede disponerse de tal manera que «esté muy próxima al status de conjunto fusionado de timbres de un único objeto, por ejemplo el hermoso acorde luces boreales, en una distribución muy interesante de alturas, produce un sonido fusionado que se apoya en un redoble de platillo suspendido.»[6]

Otros de los compositores más importantes de esta técnica fueron el polaco Krzysztof Penderecki con su obra Treno a las víctimas de Hiroshima y el griego Iannis Xenakis con su obra Metástasis.

Minimalismo

 
Philip Glass (1937) fue uno de los iniciadores del movimiento minimalista en Estados Unidos, y es actualmente uno de los compositores doctos más famosos del mundo.

Varios compositores de la década de los sesenta comenzaron a explorar lo que ahora llamamos minimalismo. La más específica definición de minimalismo refiere al dominio de los procesos en música donde los fragmentos se superponen en capas unos a otros, a menudo se repiten, para producir la totalidad de la trama sonora. Ejemplos tempranos incluyen En do (de Terry Riley) y Tamborileando (de Steve Reich). La primera de estas obras hizo que Riley fuera considerado por muchos el padre del minimalismo; es una pieza formada por celdas melódicas comprimidas, que cada intérprete en un conjunto toca a su propio tempo. La onda minimalista de compositores —Terry Riley, Philip Glass, Steve Reich, La Monte Young, John Adams y Michael Nyman, para nombrar los más importantes— deseaban hacer la música accesible para los oyentes comunes, expresando cuestiones específicas y concretas de la forma dramática y musical, sin ocultarlas bajo la técnica, sino más bien haciéndolas explícitas, volviendo a las triadas mayores y menores de la música tonal, pero sin utilizar la funcionalidad armónica tradicional.

 
Steve Reich (1936), creador de los efectos de fase repetidos y otras de las técnicas más utilizadas en el minimalismo.

Una diferencia clave entre el minimalismo y la música previa es el uso de diferentes celdas "fuera de fase", a gusto de los intérpretes; compare esto con la obertura de El oro del Rin de Richard Wagner, donde a pesar del uso de triadas de celdas, cada parte está controlada por un mismo impulso y se mueve a la misma velocidad.

La música minimalista resulta controvertida para oyentes tradicionales y vanguardistas. Sus críticos la encuentran demasiado conservadora, repetitiva y vacía, mientras que sus defensores argumentan que los elementos fijos que a menudo son permanentes producen mayor interés en los pequeños cambios. De todas formas, el minimalismo han inspirado e influiado a muchos compositores habitualmente no etiquetados como minimalistas (como Karlheinz Stockhausen y György Ligeti). Compositores como Arvo Pärt, John Tavener y Henryk Górecki, cuya Sinfonía nº 3 fue el álbum culto más vendido en los años noventa, encontraron gran éxito en lo que se ha dado en llamar “minimalismo feliz” en obras de profundo sentido religioso.

La siguiente ola de compositores que incursionaron en este estilo no son llamados minimalistas por algunos, pero sí por otros. Por ejemplo, el compositor de ópera John Adams, y su alumno Aaron Jay Kernis. La expansión del miminalismo de un sistema musical a música dependiente de la textura para acompañar el movimiento ha generado una diversidad de composiciones y compositores.

Influencias del jazz

 
George Gershwin (1898-1937) compuso tanto en el jazz como en la música clásica y fue el pionero en crear la fusión de ambos de manera exitosa

Desde principios del siglo la música afroestadounidense y el jazz influyó notablemente a compositores dentro y fuera de Estados Unidos. Dentro del país americano destacó Charles Ives y por sobre todos George Gershwin. Sin embargo compositores estadounidenses negros más vinculados al jazz también incursionaron en obras que estaban en un límite poco claro entre ambas músicas. Compositores tales como Will Marion Cook, Scott Joplin y Duke Ellington tuvieron una influencia indiscutida en la música culta de Estados Unidos. Algunas de las obras más importantes de principios de siglo que combinaron elementos del lenguaje del jazz con estilos europeos fueron Rhapsody in Blue de George Gershwin, El rincón de los niños de Claude Debussy, los conciertos para piano en re, para la mano izquierda, y en sol de Maurice Ravel, el Ragtime para 11 instrumentos de Ígor Stravinski, o la Suite para piano 1922 de Paul Hindemith, entre muchas otras.

En la segunda mitad del siglo XX surgió el movimiento llamado Third Stream, literalmente Tercera corriente, aplicado a un estilo de hacer música que en los años 50 y 60 pretendió ofertar una vía de desarrollo que integraba las técnicas tanto del jazz como de la música clásica. El término Third Stream fue acuñado por el compositor y solista de trompa, Gunther Schuller, a finales de los años 50, para describir la música que estaban desarrollando algunos artistas intentando establecer un puente entre las disciplinas y formas musicales europeas y el espíritu y la técnica del jazz. A tal fin, Schuller fundó un "Third Stream Department", en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. En sentido amplio, la tercera corriente es parte de un proceso general de abolición de barreras musicales entre las diferentes clases de música.[7]​ El origen del estilo suele fijarse en la evolución generada a partir de los postulados del Cool y el West Coast jazz, lo que sitúa a muchos otros músicos en la frontera entre ambos. El trombonista y violonchelista David Baker, el pianista Ran Blake, o el saxofonista y arreglista Bob Graettinger, fueron algunos de los músicos más implicados en la búsqueda de una verdadera tercera corriente' aunque en el entorno de este estilo se han movido un importante número de músicos de peso en la historia del jazz: Modern Jazz Quartet, Gil Evans, Don Ellis, Bill Russo, George Russell, sin necesidad de irse a fusiones mucho más evidentes, como los arreglos de Jacques Loussier sobre la música de Bach.

Las opciones menos ambiciosas de esta corriente, acaban generando la aparición de un género típicamente europeo, asentado en sellos como ECM, que se conforman en grupos inusuales, dúos o solistas, que prescinden de un gran número de los elementos que habían caracterizado el jazz de los años 40 y 50: Explosiva energía, dureza, expresividad, intensidad, éxtasis y aceptación de la fealdad, para impulsar una estetización del jazz.[8]​ Hacia finales del siglo XX el jazz europeo contemporáneo y la música clásica contemporánea se encuentran un estado de indiferenciación casi absoluta.

Música cinematográfica

 
John Williams (1932) creador de la música de Star Wars y otras de las más taquilleras películas de Hollywood.

Desde la llegada del cine sonoro a principios de la década de los 30', la música cumplió un rol crucial en la industria y el arte del cine. Muchos de los grandes compositores de la década tales como los rusos Prokófiev y Shostakóvich, incursionaron también en esta área. Sin embargo llaman la atención ciertos compositores que se dedicaron casi exclusivamente a trabajar a través del cine. Aunque las musicalización de largometrajes durante los años 1940 estaban rezagadas décadas detrás de las innovaciones técnicas en el campo de la música de concierto, la década de 1950 vio el auge de la música para el cine de la época. En lo referente al cine estadounidense, el director Elia Kazan fue abierto a la idea de las influencias del jazz y las obras disonantes y trabajó con Alex North, cuya partitura de Un tranvía llamado Deseo (A Streetcar Named Desire) (1951) combina la disonancia con elementos de blues y jazz. Kazan también se acercó a Leonard Bernstein para musicalizar La ley del silencio (On the Waterfront) (1954) y el resultado fue una reminiscencia de las primeras obras de Aaron Copland e Ígor Stravinski, con sus "jazz basados en armonías y emocionantes ritmos aditivos"[cita requerida]. Un año después, Leonard Rosenman, inspirado por Arnold Schönberg, experimentó con la atonalidad en sus calificaciones de Al Este del Edén (1955) y Rebelde sin causa (1955). En sus diez años de colaboración con Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann experimentó con ideas en Vértigo (1958), Psicosis (1960) y Los pájaros (1963). El uso de la música extradiegética de jazz fue otra innovación moderna, como la musicalización de la estrella del jazz Duke Ellington a la obra de Otto Preminger Anatomía de un asesinato (1959). Dentro de las grandes obras musicales del cine se encuentran:

Otros de los grandes compositores, especialmente de las últimas décadas han sido: Nino Rota, Henry Mancini, Howard Shore, Alan Silvestri, Danny Elfman, Hans Zimmer, James Horner o Phillip Glass.

Véase también

Referencias

  1. https://books.google.es/books/about/Filosof%C3%ADa_de_la_nueva_m%C3%BAsica.html?id=PwmRudImxNsC&redir_esc=y
  2. Cope, 1997, p.101.
  3. Steinitz, 2003, p. 103.
  4. Griffiths, 2001.
  5. Edwards 2001, pp. 326-327
  6. Erickson, 1975, pp. 166, 168
  7. Clayton & Gammond: Op. Ref., pag. 281
  8. Berendt, Joachim E.: Op. Ref., pag. 70
  •   Datos: Q2426218
  •   Multimedia: Musical modernism

música, modernista, texto, sigue, traducción, defectuosa, quieres, colaborar, wikipedia, busca, artículo, original, mejora, esta, traducción, copia, pega, siguiente, código, página, discusión, autor, este, artículo, subst, aviso, traducido, historia, músicamús. El texto que sigue es una traduccion defectuosa Si quieres colaborar con Wikipedia busca el articulo original y mejora esta traduccion Copia y pega el siguiente codigo en la pagina de discusion del autor de este articulo subst Aviso mal traducido Musica modernista Historia de la musicaMusica en la Historia antigua hace 50 000 anos 500 d C Musica en la PrehistoriaMusica en la Antiguedad Musica antigua 500 1600 Musica de la Edad MediaMusica del Renacimiento Periodo de la practica comun 1600 1910 Musica del BarrocoMusica del ClasicismoMusica del RomanticismoMusica del impresionismo Periodo moderno y contemporaneo 1910 presente Musica modernistaJazzMusica popularMusica contemporaneaEste articulo forma parte de la categoria Historia de la musicaVease tambien Portal MusicaLa nueva musica 1 o moderna se refiere a la musica de la tradicion europea escrita artistica elaborada aproximadamente entre 1910 y 1975 Fue precedida por la musica del romanticismo y postromanticismo y sucedida por la musica clasica contemporanea El momento exacto en el cual termino el modernismo e inicio la musica contemporanea es todavia motivo de debate entre los expertos En ocasiones se equipara la musica moderna con la musica del siglo XX aunque esta ultima abarca un tiempo cronologico en lugar de un periodo estetico La musica moderna esta basada en los valores filosoficos y esteticos del modernismo al cual tienen como principio principal la ruptura con la tradicion y la permanente innovacion Debido a esto esta estrechamente ligada al vanguardismo A diferencia de los periodos anteriores practicamente todos los compositores de este periodo participaron en varios movimientos musicales diferentes ya sea simultaneamente o por etapas Indice 1 Principios 2 Principales tecnicas estilos y movimientos 2 1 Futurismo 2 2 Crisis de la tonalidad y atonalismo 2 3 Primitivismo 2 4 Microtonalismo 2 5 Segunda Escuela Vienesa dodecafonismo y serialismo 2 6 Neoclasicismo 2 7 Musica electronica y concreta 2 8 Musica aleatoria y vanguardismo radical 2 9 Micropolifonia y masas sonoras 2 10 Minimalismo 2 11 Influencias del jazz 2 12 Musica cinematografica 3 Vease tambien 4 ReferenciasPrincipios EditarArticulo principal Modernismo arte Se da el nombre de modernismo a una serie de movimientos basados en el concepto de que siendo el siglo XX una epoca de fundamentales cambios sociales y tecnologicos el arte debe adoptar y desarrollar estos principios como fundamento estetico El modernismo toma el espiritu progresista de fines del siglo XIX y su apego por el rigor del avance tecnologico por lo que lo despega de las normas y formalismos del arte de la epoca y la tradicion De esta manera la caracteristica principal del modernismo es la pluralidad del lenguaje entendiendo que ningun lenguaje musical en particular asumio una posicion dominante Tecnicamente hablando el modernismo musical tiene tres caracteristicas principales que lo distinguen de los periodos anteriores La expansion o abandono de la tonalidad El uso de las tecnicas extendidas La incorporacion de sonidos y ruidos novedosos en la composicion Principales tecnicas estilos y movimientos EditarFuturismo Editar Luigi Russolo 1885 1947 compositor italiano que adhirio al manifiesto futurista y creo El arte de las o los ruidos como manifestacion musical de este movimiento Articulo principal Futurismo El futurismo fue uno de los movimientos iniciales de vanguardia en la Europa del Siglo XX Esta corriente artistica fue fundada en Italia por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti quien redacta el Manifiesto Futurista y lo publica el 20 de febrero de 1909 en el diario Le Figaro de Paris Este movimiento buscaba la ruptura con las tradiciones artisticas del pasado y los signos convencionales de la historia del arte Intento enaltecer la vida contemporanea esto por medio de dos temas principales la maquina y el movimiento El futurismo recurria a cualquier medio de expresion artes plasticas arquitectura poesia publicidad moda cine y musica con el fin de construir de nuevo el perfil del mundo Los primeros trabajos futuristas en el campo de la musica empezaron en 1910 mismo ano en que se firma el Manifiesto de los musicos futuristas Los principales compositores futuristas fueron los italianos Francesco Balilla Pratella y Luigi Russolo Russolo concibe en este manifiesto El arte de los ruidos de 1913 como una consecuencia a los estudios previamente realizados por Pratella La musica de ruidos fue posteriormente incorporada a las performances como musica de fondo o como una especie de partitura o guia para los movimientos de los interpretes ademas invento una maquina de ruido llamada Intonarumori o entonador de ruidos que fue duramente criticada en su epoca Entre sus obras mas significativas destaca Los Relampagos de 1910 Russolo fue el antecedente de la musica concreta un lenguaje sonoro en el cual se utilizaba cualquier sonido fuese este uno producido por la naturaleza o por la tecnica tecnica gutural fuesen palabras o un lenguaje inarticulado Crisis de la tonalidad y atonalismo Editar Aleksandr Skriabin 1872 1915 fue uno de los iniciadores del atonalismo famoso por la utilizacion de su acorde mistico Articulos principales Atonalidady Cromatismo musica Los primeros antecedentes de la musica europea sin un centro tonal se encuentran en Franz Liszt con su Bagatella sin tonalidad de 1885 periodo que ya se hablaba de una crisis de la tonalidad Esta crisis se genero a partir del uso cada vez mas frecuente de acordes ambiguos inflexiones armonicas menos probables y las inflexiones melodicas y ritmicas mas inusuales posibles dentro de la musica tonal La distincion entre lo excepcional y lo normal se hizo mas y mas borrosa y como resultado se produjo un aflojamiento concomitante de los enlaces sintacticos a traves de los cuales los tonos y armonias habian sido relacionados entre si Las conexiones entre las armonias eran inciertas las relaciones y sus consecuencias se volvieron tan tenues que apenas funcionaban en absoluto A lo sumo las probabilidades del sistema tonal se habian vuelto demasiado oscuras en el peor de los casos se estaban acercando a una uniformidad que proporcionan pocas guias para la composicion o la escucha A principios del siglo XX compositores como Claude Debussy Aleksandr Skriabin Bela Bartok Paul Hindemith Serguei Prokofiev Carl Ruggles Igor Stravinski y Edgar Varese escribieron musica que se ha descrito total o parcialmente como atonal Aleksandr Skriabin realizo un particular estilo de impresionismo y atonalidad basando obras como Mysterium Poema del extasis o Prometeo el poema de fuego en un acorde por cuartas y tritonos llamado acorde mistico muy alejado de los habituales acordes de triada formados por intervalos de tercera La primera fase del atonalismo antecesora del dodecafonismo conocida como atonalidad libre o cromatismo libre implico un intento consciente de evitar la armonia diatonica tradicional Las obras mas importantes de este periodo son la opera Wozzeck 1917 1922 de Alban Berg y Pierrot Lunaire 1912 de Arnold Schonberg El primer periodo de piezas libremente atonales de Schoenberg de 1908 a 1923 tienen a menudo como un elemento integrador a una celula intervalica que ademas de la expansion se puede transformar en una fila de tonos y en el que las notas individuales pueden funcionar como elementos fundamentales para permitir la superposicion de estados de una celula basica o la interconexion de dos o mas celulas basicas Otros compositores en Estados Unidos como Charles Ives Henry Cowell y mas adelante George Antheil produjeron musica impactante para la audiencia de la epoca por su desprecio de las convenciones musicales Combinaron frecuentemente musica popular con aglutinacion o politonalidad extremas disonancias y una complejidad ritmica en apariencia inejecutable Charles Seeger enuncio el concepto de contrapunto disonante una tecnica usada por Carl Ruggles Ruth Crawford Seeger y otros Primitivismo Editar Articulo principal Primitivismo Igor Stravinsky 1882 1971 su obra La consagracion de la primavera es considerada la obra mas importante del siglo XX El primitivismo fue un movimiento de las artes que pretendia rescatar el folclore mas arcaico de ciertas regiones con un lenguaje moderno o modernista Similar al nacionalismo en su afan por rescatar lo local el primitivismo incorporo ademas metricas y acentuaciones irregulares un mayor uso de la percusion y otros timbres escalas modales y armonia politonal y atonal Dentro de la musica los dos gigantes de este movimiento fueron el ruso Igor Stravinsky y el hungaro Bela Bartok aunque la obra de ambos sobrepasa con creces la denominacion primitivista El primero de los periodos estilisticos mayores de Stravinski excluyendo algunos trabajos menores tempranos fue inaugurado por los tres ballets que compuso para Diaguilev Estos ballets tienen varias caracteristicas compartidas estan hechos para ser interpretados por orquestas sumamente grandes los temas y motivos argumentales se basan en el folclore ruso y llevan la marca de Rimski Korsakov tanto en su desarrollo como en su instrumentacion El primero de los ballets El pajaro de fuego 1910 es notable por su inusual introduccion trios de cuerdas bajas y barrido de la orquestacion Petrushka 1911 tambien se anota distintamente y es el primero de los ballets de Stravinski que utiliza la mitologia folclorica Rusa Pero es en el tercer ballet La consagracion de la primavera 1913 el que generalmente es considerado la apoteosis del Periodo Primitivista Ruso de Stravinski Aqui el compositor utiliza la brutalidad de la Rusia pagana reflejando estos sentimientos en la agresiva interpretacion armonia politonal y ritmos abruptos que aparecen a lo largo del trabajo Hay varios pasajes famosos en esta obra pero dos son de nota particular el primer tema basado en los sonidos del fagot con las notas en el limite de su registro casi fuera de rango y el ataque ritmicamente irregular utilizando el recurso tipico del periodo ruso stravinskiano de tomar una celula ritmica breve e ir desplazando su acentuacion de dos acordes superpuestos utilizando solo el talon del arco por las cuerdas y haciendo mas evidente la reorganizacion permanentemente cambiante del motivo inicial duplicando con los bronces los acordes que resultan acentuados cada vez La consagracion es generalmente considerada no solo la obra mas importante del primitivismo o de Stravinsky sino que de todo el siglo XX tanto por su ruptura con la tradicion como por la influencia en todo el mundo Otras piezas destacadas de este estilo incluyen El Ruisenor 1914 Renard 1916 Historia de un soldado 1918 y Las bodas 1923 instrumentada para la original combinacion de cuatro pianos y percusion con participacion vocal En estas obras el musico llevo al limite la herencia de la escuela nacionalista rusa hasta practicamente agotarla Bela Bartok 1881 1945 fue el creador de la etnomusicologia y gracias a sus investigaciones creo numerosas obras basadas en el folclor europeo Bartok fue un musico hungaro que destaco como compositor pianista e investigador de musica folclorica de la Europa oriental especialmente de los Balcanes Bartok fue uno de los fundadores de la etnomusicologia basada en las relaciones que unen la etnologia y la musicologia A partir de sus investigaciones desarrollo un estilo muy personal e innovador A partir de 1905 profundiza sus conocimientos en la musica tradicional y las canciones folcloricas magiares en sintonia con el auge de los movimientos nacionalistas Toma entonces conciencia de la necesidad de preservar la memoria musical tradicional de su pais Junto con Zoltan Kodaly comenzo a recorrer los pueblos de Hungria y Rumania para recoger miles de melodias y canciones que transcribieron y grabaron con un gramofono Extendieron luego esa labor a buena parte de los pueblos de la Europa central y hasta Turquia Anteriormente se pensaba que la musica folclorica hungara se basaba en melodias zingaras Pero Bartok descubrio que las antiguas melodias hungaras se basaban en escalas pentatonicas al igual que la musica asiatica o la de Siberia Bartok escribio una buena cantidad de pequenas piezas para piano derivadas de la musica folclorica y creo acompanamientos para canciones populares Nunca hablo de su tecnica compositiva sino que ha sido el musicologo hungaro Erno Lendvai quien dedico gran parte de su vida a descubrir las bases de este sistema Segun Lendvai la musica de Bartok esta basada en gran parte en sus investigaciones con el folklore en especial del hungaro y podria dividirse en dos grandes bloques distintos en cuanto a concepcion pero complementarios entre si llegando a alternarse incluso en una misma obra en distintas secciones son el sistema diatonico basado en la musica folklorica sus modos y ritmos en la escala acustica y en otros procedimientos que no entraremos a valorar y el Sistema cromatico influenciado tambien por el folklore y que se basa por un lado en el Sistema axial y por otro en la Proporcion aurea Su obra mas puramente primitivista sea probablemente Allegro Barbaro 1911 junto con una gran cantidad de canciones y danzas folcloricas de Europa oriental Ese mismo ano escribio la que fue su unica opera El castillo de Barba Azul Durante la Primera Guerra Mundial escribio los ballets El principe de madera y El mandarin maravilloso seguidos por dos sonatas para violin y piano que son armonica y estructuralmente unas de sus mas complejas piezas Su afan de experimentacion lo llevo a un estilo cada vez mas unico y genial con obras como la Musica para cuerda percusion y celesta la Sonata para dos pianos y percusion ademas de 6 cuartetos de cuerda la obra para piano Mikrokosmos y los tres conciertos para piano y orquesta Microtonalismo Editar Charles Ives 1874 1954 fue uno de los mas prominentes compositores de musica microtonal y el pionero en Estados Unidos Articulo principal Microtonalismo El microtonalismo es la musica que utiliza microtonos los intervalos musicales menores que un semitono El musico estadounidense Charles Ives definia a los microtonos de manera humoristica como las notas entre las teclas del piano Experimentando con el violin en 1895 el mexicano Julian Carrillo 1875 1965 distingue dieciseis sonidos claramente diferentes entre los lanzamientos de G y A emitida por la cuarta cuerda de violin Llamo a estas distinciones microtonales Sonido 13 y escribio sobre la teoria de la musica y la fisica de la musica Invento un simple notacion numerica para representar las escalas musicales sobre la base de cualquier division de la octava como tercios cuartos cuartos quintos sextos septimos y asi sucesivamente incluso escribio la mayoria de las veces para cuartos octavos y dieciseisavos combinados la notacion es la intencion de representar cualquier subdivision imaginable Invento nuevos instrumentos musicales y otros los adapto para producir microintervalos Compuso una gran cantidad de musica microtonal y grabo 30 de sus composiciones En los anos 1910 y 1920 los cuartos de tono y otras subdivisiones de la octava recibieron la atencion de otros compositores como Charles Ives Alois Haba 1 4 y 1 6 de tono Ivan Wyschnegradsky 1 4 1 6 1 12 y escalas no octabables Ferruccio Busoni quien hizo algunos experimentos infructuosos en la adaptacion de un piano de tercios de tono Mildred Couper y Harry Partch Erwin Schulhoff dio clases de composicion con cuartos de tono en el Conservatorio de Praga Destacados compositores microtonales o investigadores de los anos 1940 y 1950 incluyeron a Adriaan Fokker 31 tonos iguales por octava y a Groven Eivind La musica microtonal nunca tuvo demasiada aceptacion y fue considerada en adelante casi exclusivamente por los musicos de Vanguardia Segunda Escuela Vienesa dodecafonismo y serialismo Editar Articulos principales Segunda escuela de viena Dodecafonismo Serialismoy Expresionismo Una de las mas significativas figuras en la musica del siglo XX es Arnold Schoenberg Sus primeros trabajos pertenecen al estilo romantico tardio influenciado por Richard Wagner y Gustav Mahler pero luego abandono el sistema de composicion tonal para escribir musica atonal Con el tiempo desarrollo la tecnica del dodecafonismo proponiendola en 1923 en reemplazo de la organizacion tonal tradicional Sus alumnos Anton Webern y Alban Berg tambien desarrollaron y profundizaron el uso del sistema dodecafonico y destacaron por el uso de tal tecnica bajo reglas propias Los tres son conocidos familiarmente como La Trinidad Schoenberg o la Segunda Escuela Vienesa Este nombre se creo para resaltar que esta Nueva Musica tuvo el mismo efecto innovador que la Primera Escuela de Viena de Haydn Mozart y Beethoven El dodecafonismo fue una forma de musica atonal con una tecnica de composicion en la cual las 12 notas de la escala cromatica son tratadas como equivalentes es decir sujetas a una relacion ordenada que a diferencia del sistema mayor menor de la tonalidad no establece jerarquia entre las notas Lo que hizo el fundador de la musica dodecafonica Schonberg fue prohibir por estatuto usar una nota mas que otra la melodia dodecafonica debe llevar las 12 notas que hay en la escala cromatica Se escribe siguiendo el principio de que todos los doce semitonos o notas son de igual importancia La relacion interna se establece a partir del uso de una serie compuesta por las doce notas El compositor decide el orden en que aparecen con la condicion de que no se repita ninguna hasta el final Anton Webern 1883 1945 discipulo de Schoemberg desarrollo las ideas dodecafonicas y creo el serialismo integral La musica de Schoenberg y la de sus seguidores fue muy controvertida en sus dias y asi permanece todavia en alguna medida Como carece de un sentido de melodia definida algunos oyentes la encontraban y todavia la encuentran dificil de seguir A pesar de ello actualmente se siguen interpretando estudiando y escuchando obras como Pierrot Lunaire mientras que se han olvidado otras composiciones contemporaneas que en su momento se consideraban mas aceptables En gran medida la causa de esto es que su estilo pionero resulto muy influyente incluso entre compositores que continuaron componiendo musica tonal A partir de ellas muchos compositores han escrito musica no basada en la tonalidad tradicional El serialismo integral representa un paso mas adelante del dodecafonismo y fue creada por el que fue discipulo de Schonberg Anton Webern se establece un orden no solo para la sucesion de las diferentes alturas sino para la sucesion de las diferentes duraciones las figuras como la negra corchea etc y la sucesion de las dinamicas los niveles de intensidad sonora como tambien para la articulacion Todas estas series se repiten durante el transcurso de una obra La tecnica se ha llamado serialismo integral para distinguirla del serialismo limitado del dodecafonismo Ironicamente despues de anos de impopularidad el estilo puntillista de Webern en el que los sonidos individuales son cuidadosamente ubicados en la obra de manera que cada uno tiene importancia se convirtio en norma en Europa durante los anos cincuenta y sesenta y fue muy influyente entre compositores de la postguerra como Olivier Messiaen Pierre Boulez Luciano Berio Luigi Nono Karlheinz Stockhausen e Igor Stravinsky Neoclasicismo Editar Articulo principal Neoclasicismo musical del siglo XX El neoclasicismo en musica refiere al movimiento del siglo XX que retomo una practica comun de tradicion en cuanto a la armonia la melodia la forma los timbres y los ritmos pero mezclada con grandes disonancias atonales y ritmos sincopados como punto de partida para componer musica Igor Stravinski Paul Hindemith Sergei Prokofiev Dmitri Shostakovich y Bela Bartok son los compositores mas importantes usualmente mencionados en este estilo pero tambien el prolifico Darius Milhaud y sus contemporaneos Francis Poulenc y Arthur Honegger Los Seis El neoclasicismo nacio al mismo tiempo que el retorno general a modelos racionales en las artes en respuesta a la primera guerra mundial Mas pequeno mas escaso mas ordenado fueron las tendencias concebidas como respuesta a la saturacion emocional que muchos sintieron habia empujado a la gente a las trincheras Teniendo en cuenta que los problemas economicos favorecian grupos mas pequenos la busqueda por hacer mas con menos se torno en consecuencia una practica obligada Historia del soldado de Stravinski es por esta razon una semilla de pieza neoclasica como sucede tambien en el concierto Los robles de Dumbarton en su Sinfonia para instrumentos de viento o en la Sinfonia en do La culminacion neoclasica de Stravinski es su opera El progreso del libertino Rake s Progress con libreto del bien conocido poeta modernista W H Auden Durante un tiempo el aleman Paul Hindemith fue rival de Stravinski en el neoclasicismo mezclando punzantes disonancias polifonia y cromatismo libre dentro de un estilo utilitario Hindemith produjo trabajos de camara y orquestales en este estilo quiza el mas famoso de ellos sea Mathis der Maler Su produccion de camara incluye su Sonata para corno ingles y piano un trabajo expresionista lleno de detalles oscuros y conexiones internas Serguei Prokofiev 1881 1953 fue un destacado compositor ruso El neoclasicismo encontro una audiencia interesada en EE UU la escuela de Nadia Boulanger promulgo ideas musicales basadas en la comprension de la musica de Stravinski Entre sus estudiantes se encuentran musicos neoclasicos como Elliott Carter en su primer epoca Aaron Copland Roy Harris Darius Milhaud Astor Piazzolla y Virgil Thomson El rasgo mas audible del neoclasicismo son melodias que usan la tercera como intervalo fijo y agregan cromaticamente notas disonantes al ostinato bloques armonicos y mezcla libre de polirritmos El neoclasicismo gano gran aceptacion de la audiencia con rapidez y fue internalizado por aquellos opositores al atonalismo como la verdadera musica moderna En el contexto de la Union Sovietica particularmente durante el gobierno de Iosif Stalin el neoclasicismo se ubico dentro del realismo socialista Esta fue una corriente estetica cuyo proposito fue expandir el conocimiento de los problemas sociales y las vivencias de los hombres por medio del arte De esta manera los prominentes compositores Serguei Prokofiev y Dmitri Shostakovich tuvieron que componer forzadamente en este estilo incorporando elementos nacionalistas y valores comunistas pues cualquier tipo de vanguardia se consideraba como parte de la decadencia de la burguesia de occidente Musica electronica y concreta Editar Articulos principales Musica academica electronica Musica electroacusticay Musica concreta Los avances tecnologicos en el siglo XX permitieron a los compositores utilizar medios electronicos para producir sonidos En Francia se desarrollo la musica concreta escuela que producia sonidos existentes en el mundo Se llama concreta porque segun Pierre Schaeffer su inventor planteaba que esta producida por objetos concretos y no por los abstractos que serian los instrumentos musicales tradicionales El primero que dispuso de esos medios fue Edgar Varese quien presento Poeme electronique en el pabellon Philips de la Exposicion de Bruselas en 1958 En 1951 Schaeffer junto a Pierre Henry crearon el Grupo de Investigacion de Musica Concreta en Paris Pronto atrajo un gran interes y entre los que se acercaron se encontraban diferentes compositores significativos como Olivier Messiaen Pierre Boulez Jean Barraque Karlheinz Stockhausen Edgard Varese Iannis Xenakis Michel Philippot y Arthur Honegger La produccion compositiva entre 1951 y 1953 comprendio Etude I 1951 y Etude II 1951 por Boulez Timbres durees 1952 por Messiaen Etude 1952 por Stockhausen Le microphone bien tempere 1952 y La voile d Orphee 1953 por Henry Etude I 1953 por Philippot Etude 1953 por Barraque las piezas mezcladas Toute la lyre 1951 y Orphee 53 1953 por Schaeffer Henry y la musica para pelicula Masquerage 1952 por Schaeffer y Astrologie 1953 por Henry En 1954 Varese y Honegger visitaron el estudio para trabajar en las partes en cinta de Deserts y La riviere endormie En Alemania en cambio la forma de usar la tecnologia se llamo musica electronica que es aquella que utiliza solamente sonidos producidos electronicamente El primer concierto tendria lugar en Darmstadt en 1951 sin embargo la primera obra de importancia seria El canto de los adolescentes de Karlheinz Stockhausen de 1956 En EE UU Milton Babbitt uso el sintetizador RCA Mark II para crear musica Otros compositores abandonaron los instrumentos convencionales y usaron cintas magneticas para crear musica grabar sonidos y manipularlos de alguna manera Hymnen de Stockhausen Deserts de Edgard Varese y Sincronismos de Mario Davidovsky ofrecen unos pocos ejemplos Esta posibilidad tomo muchas formas algunos compositores simplemente incorporaron instrumentos electronicos dentro de piezas relativamente convencionales Olivier Messiaen por ejemplo uso las Ondas Martenot en cierto numero de trabajos Oskar Sala creo la pista no musical para la pelicula Los pajaros de Alfred Hitchcock usando el trautonium un instrumento electronico que el mismo ayudo a desarrollar Morton Subotnick proveyo la musica electronica para 2001 una odisea del espacio Otros compositores como Luigi Russolo Mauricio Kagel y Joe Meek tambien aportaron a la investigacion y exploracion de la musica electronica Iannis Xenakis es otro compositor moderno que ha usado computadoras e instrumentos electronicos incluido uno inventado por el en muchas composiciones Algunos de estos trabajos electronicos son piezas suavemente ambientadas y otras muestran una violenta y salvaje sonoridad Compositores como Alvin Lucier Gordon Mumma y David Tudor crearon e interpretaron musica electronica en vivo a menudo disenando sus propios instrumentos o usando cintas En el siglo XX florecieron una cantidad de instituciones especializas en musica electronica siendo quiza el IRCAM de Paris la mas conocida Musica aleatoria y vanguardismo radical Editar Articulos principales Vanguardismo Musica aleatoriay Musica experimental El compositor aleman Karlheinz Stockhausen 1928 2007 fue pionero en muchas de las formas musicales vanguardistas del siglo XX especialmente en las mas radicales Si bien el modernismo en si es musica de vanguardia el vanguardismo dentro de ella se refiere a los movimientos mas radicales y controversiales donde el concepto de musica llega hasta sus limites si no ya los sobrepasa utilizando elementos como ruidos grabaciones el sentido del humor el azar la improvisacion el teatro el absurdo el ridiculo o la sorpresa Dentro de los generos generalmente ubicados dentro de esta corriente radical se encuentra la musica aleatoria la musica electronica en vivo el teatro musical la musica ritual la composicion de procesos el happening musical o la musica intuitiva entre muchas otras Entre los compositores mas trascendentales que incursionaron en estas aventuras se encuentra John Cage en America y Karlheinz Stockhausen en Europa La musica aleatoria o de azar es una tecnica compositiva musical basada en el recurso a elementos no regulados por pautas establecidas y en la que adquiere un papel preponderante es la improvisacion a partir de las secuencias no estructuradas Tales rasgos improvisadores pueden fijarse en la creacion del autor o en el desarrollo de la propia interpretacion Es frecuente en consecuencia la composicion de piezas aleatorias en las que el ejecutante determina la estructura final de la obra mediante la reordenacion de cada una de las secciones de la misma o incluso mediante la interpretacion simultanea de varias de ellas El azar es un rasgo definitorio de esta tecnica compositiva que alcanzaria una notable difusion a partir de la decada de 1950 Las corrientes aleatorias tuvieron algunas de sus mas significativas representaciones en las creaciones del estadounidense John Cage con Music of Changes 1951 o 4 33 probablemente la obra mas radical del siglo XX famosa por consistir en la indicacion de no tocar por 4 minutos y 33 segundos Tambien fue notable el uso del I Ching un antiguo texto chino clasico sobre eventos cambiantes el cual se convirtio en la herramienta compositiva habitual de Cage Conocido tambien por la invencion del piano preparado compuso varias obras entre las que destaca Sonatas e interludios El aleman Karlheinz Stockhausen con Hymnen 1967 y la electronica Gesang der Junglinge fueron hitos importantes Otros compositores como los italianos Bruno Maderna y Franco Donatoni el polaco Witold Lutoslawski el griego Iannis Xenakis el hungaro Gyorgy Ligeti el espanol Luis de Pablo los argentinos Alberto Ginastera y Mauricio Kagel y los franceses Edgar Varese y Pierre Boulez tambien fueron significativos Las mas destacadas modalidades en las que se plantea la creacion aleatoria en la musica contemporanea son la forma movil que impone diversas soluciones interpretativas de rango equiparable la forma variable en la que predomina la improvisacion y el llamado work in progress que constituye el maximo grado de azar en la ejecucion de la pieza En todas ellas suelen incorporarse instrumentos clasicos con especial atencion al piano y medios de ejecucion electronicos tales como sintetizadores distorsionadores y cintas grabadas Micropolifonia y masas sonoras Editar Articulos principales Micropolifoniay Masa sonora Luego de Gyorgy Ligeti 1923 2006 el griego Iannis Xenakis en la imagen y el polaco Krzysztof Penderecki fueron los principales exponentes de la utilizacion de masas sonoras y micropolifonia En palabras de David Cope la micropolifonia se trata de una simultaneidad de diferentes lineas ritmos y timbres 2 La tecnica fue desarrollada por Gyorgy Ligeti quien la explico asi La compleja polifonia de las voces individuales esta enmarcada en un flujo armonico musical en el que las armonias no cambian subitamente sino que se van convirtiendo en otras una combinacion intervalica discernible es gradualmente haciendose borrosa y de esta nubosidad es posible sentir que una nueva combinacion intervalica esta tomando forma La micropolifonia se asemeja a los clusters pero difiere de ellos en el uso que hace de lineas mas dinamicas que estaticas 2 El primer ejemplo de micropolifonia en la obra de Ligeti se produce en el segundo movimiento de su composicion orquestal Apparitions 3 Tambien son pioneras en la aplicacion de esta tecnica su siguiente trabajo para orquesta Atmospheres y el primer movimiento de su Requiem para soprano mezzosoprano coro mixto y orquesta sinfonica Esta ultima obra alcanzo gran popularidad debido a que formo parte de la banda sonora de la pelicula de Stanley Kubrick 2001 Una odisea del espacioLa tecnica de la micropolifonia es mas facil de aplicar con agrupaciones mas grandes o con instrumentos musicales polifonicos como el piano 2 Aunque el Poeme Symphonique para 100 metronomos crea micropolifonia de una complejidad sin parangon 4 Muchas de las piezas para piano de Ligeti son ejemplos de micropolifonia aplicados a esquemas ritmicos derivados del complejo minimalismo de Steve Reich y de la musica de los pigmeos Intrinsecamente relacionada con la micropolifonia esta la masa de sonido o masa sonora que es una textura musical cuya composicion en contraste con otras texturas mas tradicionales minimiza la importancia de las alturas musicales individuales para preferir la textura el timbre y la dinamica como principales formadores del gesto y el impacto 5 Esta tecnica fue desarrollada partiendo de los clusters utilizados por el modernismo musical y despues se extendio a la escritura orquestal hacia finales de los anos 1950 y 60 La masa sonora difumina la frontera entre el sonido y el ruido 5 Una textura puede disponerse de tal manera que este muy proxima al status de conjunto fusionado de timbres de un unico objeto por ejemplo el hermoso acorde luces boreales en una distribucion muy interesante de alturas produce un sonido fusionado que se apoya en un redoble de platillo suspendido 6 Otros de los compositores mas importantes de esta tecnica fueron el polaco Krzysztof Penderecki con su obra Treno a las victimas de Hiroshima y el griego Iannis Xenakis con su obra Metastasis Minimalismo Editar Articulo principal Musica minimalista Philip Glass 1937 fue uno de los iniciadores del movimiento minimalista en Estados Unidos y es actualmente uno de los compositores doctos mas famosos del mundo Varios compositores de la decada de los sesenta comenzaron a explorar lo que ahora llamamos minimalismo La mas especifica definicion de minimalismo refiere al dominio de los procesos en musica donde los fragmentos se superponen en capas unos a otros a menudo se repiten para producir la totalidad de la trama sonora Ejemplos tempranos incluyen En do de Terry Riley y Tamborileando de Steve Reich La primera de estas obras hizo que Riley fuera considerado por muchos el padre del minimalismo es una pieza formada por celdas melodicas comprimidas que cada interprete en un conjunto toca a su propio tempo La onda minimalista de compositores Terry Riley Philip Glass Steve Reich La Monte Young John Adams y Michael Nyman para nombrar los mas importantes deseaban hacer la musica accesible para los oyentes comunes expresando cuestiones especificas y concretas de la forma dramatica y musical sin ocultarlas bajo la tecnica sino mas bien haciendolas explicitas volviendo a las triadas mayores y menores de la musica tonal pero sin utilizar la funcionalidad armonica tradicional Steve Reich 1936 creador de los efectos de fase repetidos y otras de las tecnicas mas utilizadas en el minimalismo Una diferencia clave entre el minimalismo y la musica previa es el uso de diferentes celdas fuera de fase a gusto de los interpretes compare esto con la obertura de El oro del Rin de Richard Wagner donde a pesar del uso de triadas de celdas cada parte esta controlada por un mismo impulso y se mueve a la misma velocidad La musica minimalista resulta controvertida para oyentes tradicionales y vanguardistas Sus criticos la encuentran demasiado conservadora repetitiva y vacia mientras que sus defensores argumentan que los elementos fijos que a menudo son permanentes producen mayor interes en los pequenos cambios De todas formas el minimalismo han inspirado e influiado a muchos compositores habitualmente no etiquetados como minimalistas como Karlheinz Stockhausen y Gyorgy Ligeti Compositores como Arvo Part John Tavener y Henryk Gorecki cuya Sinfonia nº 3 fue el album culto mas vendido en los anos noventa encontraron gran exito en lo que se ha dado en llamar minimalismo feliz en obras de profundo sentido religioso La siguiente ola de compositores que incursionaron en este estilo no son llamados minimalistas por algunos pero si por otros Por ejemplo el compositor de opera John Adams y su alumno Aaron Jay Kernis La expansion del miminalismo de un sistema musical a musica dependiente de la textura para acompanar el movimiento ha generado una diversidad de composiciones y compositores Influencias del jazz Editar Articulos principales Jazzy Third stream George Gershwin 1898 1937 compuso tanto en el jazz como en la musica clasica y fue el pionero en crear la fusion de ambos de manera exitosa Desde principios del siglo la musica afroestadounidense y el jazz influyo notablemente a compositores dentro y fuera de Estados Unidos Dentro del pais americano destaco Charles Ives y por sobre todos George Gershwin Sin embargo compositores estadounidenses negros mas vinculados al jazz tambien incursionaron en obras que estaban en un limite poco claro entre ambas musicas Compositores tales como Will Marion Cook Scott Joplin y Duke Ellington tuvieron una influencia indiscutida en la musica culta de Estados Unidos Algunas de las obras mas importantes de principios de siglo que combinaron elementos del lenguaje del jazz con estilos europeos fueron Rhapsody in Blue de George Gershwin El rincon de los ninos de Claude Debussy los conciertos para piano en re para la mano izquierda y en sol de Maurice Ravel el Ragtime para 11 instrumentos de Igor Stravinski o la Suite para piano 1922 de Paul Hindemith entre muchas otras En la segunda mitad del siglo XX surgio el movimiento llamado Third Stream literalmente Tercera corriente aplicado a un estilo de hacer musica que en los anos 50 y 60 pretendio ofertar una via de desarrollo que integraba las tecnicas tanto del jazz como de la musica clasica El termino Third Stream fue acunado por el compositor y solista de trompa Gunther Schuller a finales de los anos 50 para describir la musica que estaban desarrollando algunos artistas intentando establecer un puente entre las disciplinas y formas musicales europeas y el espiritu y la tecnica del jazz A tal fin Schuller fundo un Third Stream Department en el Conservatorio de Nueva Inglaterra En sentido amplio la tercera corriente es parte de un proceso general de abolicion de barreras musicales entre las diferentes clases de musica 7 El origen del estilo suele fijarse en la evolucion generada a partir de los postulados del Cool y el West Coast jazz lo que situa a muchos otros musicos en la frontera entre ambos El trombonista y violonchelista David Baker el pianista Ran Blake o el saxofonista y arreglista Bob Graettinger fueron algunos de los musicos mas implicados en la busqueda de una verdadera tercera corriente aunque en el entorno de este estilo se han movido un importante numero de musicos de peso en la historia del jazz Modern Jazz Quartet Gil Evans Don Ellis Bill Russo George Russell sin necesidad de irse a fusiones mucho mas evidentes como los arreglos de Jacques Loussier sobre la musica de Bach Las opciones menos ambiciosas de esta corriente acaban generando la aparicion de un genero tipicamente europeo asentado en sellos como ECM que se conforman en grupos inusuales duos o solistas que prescinden de un gran numero de los elementos que habian caracterizado el jazz de los anos 40 y 50 Explosiva energia dureza expresividad intensidad extasis y aceptacion de la fealdad para impulsar una estetizacion del jazz 8 Hacia finales del siglo XX el jazz europeo contemporaneo y la musica clasica contemporanea se encuentran un estado de indiferenciacion casi absoluta Musica cinematografica Editar John Williams 1932 creador de la musica de Star Wars y otras de las mas taquilleras peliculas de Hollywood Articulos principales Musica cinematograficay Banda sonora Desde la llegada del cine sonoro a principios de la decada de los 30 la musica cumplio un rol crucial en la industria y el arte del cine Muchos de los grandes compositores de la decada tales como los rusos Prokofiev y Shostakovich incursionaron tambien en esta area Sin embargo llaman la atencion ciertos compositores que se dedicaron casi exclusivamente a trabajar a traves del cine Aunque las musicalizacion de largometrajes durante los anos 1940 estaban rezagadas decadas detras de las innovaciones tecnicas en el campo de la musica de concierto la decada de 1950 vio el auge de la musica para el cine de la epoca En lo referente al cine estadounidense el director Elia Kazan fue abierto a la idea de las influencias del jazz y las obras disonantes y trabajo con Alex North cuya partitura de Un tranvia llamado Deseo A Streetcar Named Desire 1951 combina la disonancia con elementos de blues y jazz Kazan tambien se acerco a Leonard Bernstein para musicalizar La ley del silencio On the Waterfront 1954 y el resultado fue una reminiscencia de las primeras obras de Aaron Copland e Igor Stravinski con sus jazz basados en armonias y emocionantes ritmos aditivos cita requerida Un ano despues Leonard Rosenman inspirado por Arnold Schonberg experimento con la atonalidad en sus calificaciones de Al Este del Eden 1955 y Rebelde sin causa 1955 En sus diez anos de colaboracion con Alfred Hitchcock Bernard Herrmann experimento con ideas en Vertigo 1958 Psicosis 1960 y Los pajaros 1963 El uso de la musica extradiegetica de jazz fue otra innovacion moderna como la musicalizacion de la estrella del jazz Duke Ellington a la obra de Otto Preminger Anatomia de un asesinato 1959 Dentro de las grandes obras musicales del cine se encuentran Max Steiner con The Informer 1935 Now Voyager 1942 y Since You Went Away 1944 King Kong 1933 Little Women 1933 Jezebel 1938 Casablanca 1942 y Gone with the Wind 1939 Erich Wolfgang Korngold con The Adventures of Robin Hood Alfred Newman con How the West Was Won The Greatest Story Ever Told Bernard Herrmann con North by Northwest The Man Who Knew Too Much Citizen Kane The Ghost and Mrs Muir y Taxi Driver Ennio Morricone The Good The Bad And The Ugly 1966 Once Upon a Time in the West The Mission 1986 The Untouchables 1987 y Cinema Paradiso Jerry Goldsmith Planet of the Apes Chinatown The Wind and the Lion The Omen Alien Poltergeist John Williams con las tres trilogias de Star Wars Jaws Superman Indiana Jones E T el extraterrestre Hook Jurassic Park Schindler s List y Harry Potter entre muchisimas otras Otros de los grandes compositores especialmente de las ultimas decadas han sido Nino Rota Henry Mancini Howard Shore Alan Silvestri Danny Elfman Hans Zimmer James Horner o Phillip Glass Vease tambien EditarModernismo Modernidad Musica del siglo XX Vanguardismo Musica academica contemporanea Historia de la notacion en la musica occidentalReferencias Editar Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 10 de abril de 2013 https books google es books about Filosof C3 ADa de la nueva m C3 BAsica html id PwmRudImxNsC amp redir esc y a b c Cope 1997 p 101 Steinitz 2003 p 103 Griffiths 2001 a b Edwards 2001 pp 326 327 Erickson 1975 pp 166 168 Clayton amp Gammond Op Ref pag 281 Berendt Joachim E Op Ref pag 70 Datos Q2426218 Multimedia Musical modernismObtenido de https es wikipedia org w index php title Musica modernista amp oldid 136154376, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos