fbpx
Wikipedia

Historia de la notación en la música occidental

La historia de la notación en la música occidental abarca unos dos mil doscientos años,[1]​ desde los primeros símbolos alfabéticos del mundo grecolatino hasta las últimas tendencias de notación abstracta usadas en la actualidad.[2]

Partitura autógrafa de la primera página del preludio de la Suite para laúd n.º 3 en sol menor, BWV 995 de Johann Sebastian Bach, con notación escrita de su propia mano.

La notación de la música ha sido siempre un elemento delicado y complejo, ya que no sólo debía indicar la altura de los sonidos, sino también los restantes parámetros de la música: duración, tempo, intensidad sonora, carácter, articulación, etc.[3]​ A lo largo de la historia han ido surgiendo distintos sistemas de notación, viéndose influidos no solo por cuestiones artísticas, sino también por aspectos políticos, sociales y religiosos. Desde la antigua Grecia, se tiene constancia de la existencia de formas de notación musical; sin embargo, es a partir de la música de la Edad Media, principalmente el canto gregoriano, cuando se comienza a emplear el sistema de notación musical que evolucionaría al actual.[1]​ En el Renacimiento, cristalizó con los rasgos más o menos definitivos con que lo conocemos hoy, aunque —como todo lenguaje— ha ido variando según las necesidades expresivas de los usuarios.[2]

Las distintas formas de notación musical y los soportes empleados han sido muy diversos a lo largo de la historia, y son objeto de estudio por parte de los musicólogos e historiadores de la música en la actualidad. Los diversos sistemas de notación dan testimonio de la realidad artística y cultural del momento, y son una muestra del interés del ser humano por preservar el arte para la posteridad.[2][4]

Los orígenes de la notación musical

Notación griega

 
Partitura del Epitafio de Seikilos. Presenta notación musical alfabética, por encima de la letra, escrita en griego clásico.[a]
 
Melodía del Epitafio de Seikilos, transcrita a notación moderna.

No se conoce prácticamente nada de lo compuesto o ejecutado antes del siglo III a. C. y los testimonios que nos proporcionan información sobre la música en Grecia son de varios tipos: escritos literarios, históricos, filosóficos o científicos, que describen o se refieren de alguna manera a la naturaleza de la música, a sus reglas y a sus poderes benéficos; una colección de unos cuarenta fragmentos musicales, entre los que destaca el Epitafio de Seikilos, inscripción grabada en una lápida datada entre el siglo II a. C. y el siglo I d. C. (representado al margen);[5]​ una serie de instrumentos reales en estado muy precario recogidos en las excavaciones arqueológicas, y una rica iconografía de instrumentos y músicos representados principalmente en vasos, relieves y mosaicos.[6]

Del estudio de los fragmentos de música que se han conservado, se sabe que la rítmica de la música griega era muy flexible y variada, y no buscaba el isocronismo. La métrica poética determinaba el ritmo musical.[6]

El primer testimonio sobre el uso de una notación en Grecia aparece en Aristóxeno de Tarento, que desarrolló sus teorías entre finales del siglo IV y comienzos del siglo III a. C. Sus alusiones no se refieren a un uso corriente de la escritura musical en la práctica de los compositores, sino más bien a su utilización por parte de los teóricos, así como en la enseñanza de la música.[7]​ De hecho, las imágenes de la Grecia antigua rara vez muestran a un intérprete leyendo un pergamino o una tablilla mientras toca. A partir de ello y de los documentos escritos se deduce claramente que los griegos, a pesar de poseer una notación bien desarrollada, aprendían la música sobre todo de oído y la improvisación era frecuente.[8]

La notación musical en Grecia ha llegado a nuestros días fundamentalmente por dos vías diferentes. La primera está constituida por documentos con signos referidos a la música y por los tratados musicales. El fragmento más antiguo que se ha conservado con notación es un papiro del siglo I a. C., en el que hay un pasaje coral de la tragedia de Orestes, cuyo original fue creado por Eurípides.[9]

 
Piedra original que contiene el segundo de los dos himnos a Apolo (siglo II), escritos en notación griega antigua. Las notaciones musicales son los símbolos que aparecen ocasionalmente sobre las principales líneas continuas de escritura griega.

La segunda fuente de documentos la constituyen las llamadas Tablas de Alipio, de mediados del siglo IV d. C., que nos dan la notación sistemática, vocal e instrumental, de todas las escalas (modos) empleadas por los grecorromanos.[6]

En Grecia había dos notaciones de carácter alfabético, una para el canto coral y otra para los instrumentos.[7]​ La instrumental era más antigua que la vocal[7]​ y se remonta seguramente a los auletas de los siglos VII y VI a. C.[6]

Los signos alfabéticos servían por igual para la voz y para los instrumentos. Pero cuando se trataba de música vocal con acompañamiento de instrumentos, entonces para la voz se utilizaba el alfabeto jónico de veinticuatro letras con las que se traducían no solo los sonidos principales, sino también los cromáticos.[6]

El alfabeto se empleaba de la siguiente manera: cada letra, situada en vertical, correspondía a una nota fija. Además de la posición original del carácter —al cual le correspondía un sonido— había otras dos maneras de representar la letra: estas tres posiciones comprendían tres sonidos cada una.[6]​ Los griegos no poseían un sistema de templanza de las notas como el actual, y al no tener material historiográfico suficiente para comprobar cuáles eran estos sonidos, es muy difícil recrear fielmente estas notas.[6]​ Se piensa que cada una de estas tres posiciones se utilizaban para completar los tres diferentes tetracordios que servían de base para las escalas: tetracordio diatónico (notas sin alteraciones), tetracordio cromático (notas alteradas por semitonos) y el tetracordio enarmónico (nota elevada de tal manera que se encontraba más cerca de la nota inferior que de la nota de la cual proviene la alteración).[6]​ Este sistema no conocía las escalas propiamente dichas, sino que se basaba en la repetición de estos tetracordios para elaborar la escala griega completa de dos octavas. La notación instrumental original comprendía quince letras, correspondientes a dos octavas.[7]

Con el alfabeto quedaba resuelto el aspecto de la representación de la altura de los sonidos. Para el problema de la duración de los mismos se crearon una serie de signos convencionales basados en notas largas y breves, que más tarde se convertirían en los modos rítmicos.[6]

La notación griega fue adoptada por el Imperio romano, en cuya capital, Roma, se ha conservado en una docena de documentos, transcritos varias veces por distintos especialistas.[6]

Edad Media: evolución y desarrollo de la notación

Notación bizantina

Tras el desmembramiento del Imperio romano (en el 476) y la aparición del Gran Cisma de Oriente (en 1054), el Imperio bizantino estableció su capital en Constantinopla, desvinculándose definitivamente del poder de Roma, tanto en el terreno político como en el religioso.[10]

Esta separación de índole político-religiosa tuvo un efecto decisivo sobre la cultura y el arte de la sociedad bizantina, que potenció sus características exclusivas. De esta manera, el sistema de notación musical empleado en Bizancio fue diferenciándose paulatinamente del romano, aunque ambos tuvieron un origen griego. Por otra parte, la notación bizantina, también de carácter alfabético, incorporó elementos orientales, de tal manera que los signos empleados eran ya muy diferentes de los originales griegos a mediados del siglo XII.[10]

La notación bizantina estaba pensada como una ayuda para la memoria, en tanto que la transmisión de los cantos se llevaba a cabo de manera oral. Existen signos ecfonéticos para las lecturas y neumas para los cantos, que no designan alturas de sonido fijas, sino intervalos, y también ritmos y maneras de ejecución. La interpretación de los neumas primitivos es difícil, sobre todo, a partir del siglo IX.[10]

Estos signos bizantinos siguen empleándose en la notación de los cantos propios de esa liturgia, aunque en una versión simplificada, gracias a la reforma que en el año 1821 llevó a cabo el obispo Crisanto.[10]

La transmisión oral del canto gregoriano

Se tiene constancia de que la liturgia romana, dentro de la Iglesia primitiva, se estableció a comienzos del siglo VIII porque en ese momento fueron puestos por escrito los textos. No obstante, las melodías se transmitían oralmente, sin dejar constancia escrita, de tal modo que solo se ha conservado un fragmento de música cristiana anterior a Carlomagno: un himno a la Santísima Trinidad de finales del siglo III, hallado en un papiro de Oxirrinco (Egipto) y escrito en la antigua notación griega. Sin embargo, esta notación había sido olvidada antes del siglo VII, cuando san Isidoro de Sevilla (560-636) escribió que, «a menos que los sonidos sean recordados por el hombre, estos perecen, porque no pueden ponerse por escrito».[11]

De qué modo se crearon y transmitieron las melodías del canto sin ser escritas ha sido objeto de dedicado estudio y de gran controversia. Algunas de las melodías más simples y cantadas con más frecuencia pudieron difundirse literalmente. Pero el corpus del canto gregoriano comprende cientos de melodías elaboradas, algunas de ellas cantadas solo una vez al año.[12]​ Algunos estudiosos sugieren que numerosos cantos se improvisaban sin convenciones estrictas, siguiendo un contorno melódico dado y utilizando fórmulas de apertura, cierre y ornamento, apropiadas a un texto particular o a determinado momento de la liturgia. Cierto paralelismo se halla en la cantilación judía y en la centonización bizantina, ambas tradiciones orales antes de ser fijadas por escrito.[11]

La variación individual no era algo conveniente si los cantos se tenían que interpretar de la misma manera en todas las iglesias de un vasto territorio, como era el deseo del papa y de los reyes francos. Durante el siglo VIII, en Roma, se hicieron distintos intentos de estandarización de las melodías y de adiestramiento de cantores francos que fuesen capaces de reproducirlas con total exactitud. Sin embargo, debido a que este proceso dependía de la memoria y del aprendizaje de oído, las melodías acababan por ser modificadas con el paso del tiempo, como relatan los informes de la época. Por tanto, la invención de una notación para la música se hizo imprescindible.[12][13][14][15]

La notación judía europea

La comunidad judía de Europa poseía sus propias tradiciones musicales. En las sinagogas, el canto de los salmos se realizaba usualmente de manera responsorial entre un líder y la congregación. La lectura de las escrituras hebreas se entonaba por un solista que utilizaba un sistema de cantilación. Las melodías no estaban escritas, aunque a principios del siglo IX se desarrolló una notación denominada te'anim para indicar los acentos, las divisiones del texto y las pautas melódicas apropiadas. Se esperaba que los cantantes improvisaran a partir de esta notación, apoyándose en fórmulas melódicas heredadas por tradición oral y añadiendo ornamentos de manera libre.[16]

La notación neumática

 
Página del Antifonario de León (siglo X), que contiene notación visigótica.[17]
 
Primeros neumas, que aparecían como pequeñas marcas junto a las palabras. Fragmento de Laon, Metz, mediados del siglo X.

Los libros más antiguos de canto con notación musical conservados hasta hoy datan de finales del siglo IX, pero sus coincidencias sustanciales han sugerido a los especialistas que la notación podía haber estado ya en uso en la época de Carlomagno o poco después.[12]​ La notación surgió como un modo de alcanzar la uniformidad y un medio de perpetuar esa uniformidad.[18][19]

En las notaciones primitivas, los signos llamados neuma (en latín, «gesto») se colocaban encima del texto para indicar el número de notas de cada sílaba y si la melodía ascendía, descendía o repetía el mismo tono.[12][13][20][21]​ Estos neumas pudieron derivarse de signos de inflexión y acento,[20]​ y su grafía se basa en los movimientos de la mano al dirigir la música (gestos quironímicos). Hoy se ha estudiado la posibilidad de que la notación neumática haya nacido para fijar el repertorio del rito mozárabe hispano.[22][23]​ Los neumas no indicaban alturas de tonos o intervalos, sino que servían como reglas nemotécnicas que indicaban el perfil correcto de la melodía, por lo que estas tenían que seguir aprendiéndose de oído:[12][20]​ este tipo de notación poco precisa se denomina «adiastemática» (véase la reproducción del margen derecho).[13][24]

En los siglos X y XI, los copistas colocaban neumas a alturas variables con el fin de indicar el tamaño relativo y la dirección de los intervalos.[13][21]​ Estos neumas se conocían como «neumas de altura precisa» o «neumas distemáticos».[20][22][25]​ Los principales eran:[13]

  • El punctum (\), que se redujo hasta un trazo corto horizontal o un simple punto, indicando un sonido más bajo con respecto al anterior.[13]
  • La virga (/), que señala un sonido más agudo.[13]

De estos dos signos derivaron otros, como el pes, que equivale a dos sonidos ascendentes; la clivis, dos sonidos descendentes; el torculus, dos sonidos ascendentes y uno al grave, y el porrectus, contrario al anterior;[13]​ también se empleó el custos, una pequeña nota sin texto, que indica la altura del comienzo de la siguiente línea.[21]​ Este sistema de notación neumática parece que no se desarrolló hasta el siglo VIII, pero en el siglo IX llegó a ser de uso común.[13][24][18]

Los nombres de las notas

En los escritos de Al-Mamún (786-833) e Ishaq Al-Mausili (f. 850) se utilizó una notación musical basada en las letras del alfabeto árabe:

Correspondencia entre la notación árabe y la europea[26]
Letras árabes ﻡ mīm ﻑ fāʼ ﺹ ṣād ﻝ lām ﺱ sīn ﺩ dāl ﺭ rāʼ
Notas musicales mi fa sol la si do re

Durante este periodo de contribuciones islámicas en la Europa medieval, el monje benedictino friulano Pablo el Diácono (720-800) compuso el himno Ut queant laxis (también llamado Himno a san Juan Bautista). En la sílaba inicial de cada verso, puso el nombre árabe de las notas, aunque utilizando como nota inicial el do, al que rebautizó ut. Las frases de este himno, en latín, son así:

Nota Texto original en latín Traducción

ut - do
re
mi
fa
sol
la
si

Ut queant laxis
resonare fibris
mira gestorum
famuli tuorum
solve polluti
labii reatum
sancte Ioannes.

Para que puedan
exaltar a pleno pulmón
las maravillas
estos siervos tuyos
perdona la falta
de nuestros labios impuros
San Juan.

Este sistema durr-i-mufassal (‘perlas separadas’) fue utilizado en las obras de Al-Kindi (f. 874), Yahia Ibn Ali Ibn Yahia (f. 912), Al-Farabi (870-950), Ibn Sina (f. 1037), Al-Hussain ibn Zaila (f. 1048) y otros.

El copista del manuscrito del gradual Viderunt omnes (copiado en la segunda mitad del siglo XI) trazó una línea horizontal sobre el pergamino que correspondía a una nota particular y orientó los neumas en torno a esa línea, que en el manuscrito correspondía a la nota la. En otros manuscritos, la línea se marcó con la letra correspondiente a la nota que representaba, casi siempre F (fa) o C (do), que evolucionaron posteriormente para dar lugar a las claves empleadas hoy en día.[15][22][25][27]

El monje benedictino italiano Guido de Arezzo (992-1050) ―considerado el padre de la notación musical porque desarrolló una notación dentro de un patrón de cuatro líneas (tetragrama), y no una sola como se hacía anteriormente― elaboró una aproximación a la notación actual, y popularizó los nombres utilizados en el Himno a san Juan Bautista de Pablo el Diácono. Sin embargo, exceptuó la séptima nota, si, que era una nota variable y podía dar lugar al tritono, que en su época era considerado un intervalo diabólico (diábulus in música).

 
Representación de la «mano guidoniana» en un manuscrito medieval ubicado en Mantua, datado en el último cuarto del siglo XV.

Guido de Arezzo utilizó un esquema mnemotécnico especial con forma de mano, conocido como la «mano guidoniana» (véase la ilustración del margen). Además, propuso una disposición en líneas y espacios, utilizado una línea de tinta roja que correspondía al fa y otra de tinta amarilla para el do.[20]​ Este esquema tuvo bastante éxito y dio origen al tetragrama, predecesor del moderno pentagrama.[21][22]​ Además se modificó la forma de los neumas y los signos se marcaron con mayor fuerza, debido a la sustitución de las plumas de escritura en punta por otras de bisel. Todos estos neumas fueron transformándose hasta dar lugar a la notación cuadrada.[15][20][22][24]

En 1680, Franciszek Meninski (1623-1698), en su Thesaurus linguarum orientalum, enunció la hipótesis de que las sílabas del solfeo (do, re, mi, fa, sol, la, si) pudieron haber derivado de las sílabas del sistema árabe durr-i-mufassal (‘perlas separadas’): dāl, rā', mīm, fā', ṣād, lām, tā’, durante la época de las contribuciones islámicas a la Europa medieval.

En 1780, Jean-Benjamin M. de Laborde (1734-1794) afirmó lo mismo en su Essai sur la musique ancienne et moderne.[28][29][30]

Guillaume Andre Villoteau (f. 1839),[26]​ erudito francés que formó parte de la expedición de Napoleón a Egipto, sugirió que la notación musical musulmana habría influido a Guido D'Arezzo.[31]

Hacia el siglo XVI, Anselmo de Flandes añadió la nota musical si, derivada de las primeras letras de Sancte Ioannes. En el siglo XVIII, el musicólogo italiano Giovanni Battista Doni ―para evitar la complejidad que provoca la letra «t» de ut, y buscando una sílaba que terminara en vocal para facilitar el solfeo― sustituyó el nombre de ut por el nombre original de la nota en árabe: dāl. La modificó ligeramente para que se pareciera al inicio de su propio apellido: do (que también se ha hecho provenir de Dóminus o ‘Señor’). En Francia se sigue utilizando el nombre ut para los términos técnicos o teóricos (por ejemplo trompette en ut o clé d’ut), aunque para el solfeo se utiliza el monosílabo do.

También en este proceso se añadió una quinta línea a las cuatro que se utilizaban para escribir música, llegando a la forma en que hoy lo conocemos, llamada pentagrama.

Tras estas reformas y modificaciones, las notas pasaron a ser las que se conocen actualmente:

 
Escala de do mayor.   Reproducir

El ejemplo anterior muestra una escala de do mayor. Actualmente la escala musical diatónica (sin alteraciones ni cambios en la tonalidad) está compuesta por siete sonidos. En el caso de la mencionada escala mayor de do, las notas son las siguientes:

En cuanto a la manera de indicar la duración de las notas, existen algunos manuscritos que contienen signos que indican valores rítmicos, aunque es muy probable que el canto fuese relativamente libre en cuanto a la métrica.[22][32][33]​ En cualquier caso, el mayor problema con relación al canto llano atañe a su interpretación rítmica, debido a la imprecisión de la notación neumática en este sentido, motivada por el hecho de que los copistas dieran más importancia al giro melódico, descuidando las indicaciones rítmicas. Este problema puede salvarse en cierta medida con una buena declamación del texto.[15][18][24][34]

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los monjes benedictinos de la abadía de Solesmes (Francia), especialistas en el canto gregoriano, prepararon ediciones modernas del canto llano, proclamadas en 1903 como ediciones oficiales de la Santa Sede por el papa Pío X. En estas ediciones, emplearon una manera modernizada de notación neumática.[15][35][36]

Los modos rítmicos

A finales del siglo XII, los compositores de la escuela de Notre Dame desarrollaron, por primera vez desde la Grecia antigua, una notación que indicaba la duración de las notas, que se aplicó a toda la música polifónica hasta bien entrado el siglo XIII, centuria en que fue descrita en un tratado atribuido a Johannes de Garlandia.[37]​ En lugar de emplear la forma de las notas para indicar su duración relativa, emplearon combinaciones de grupos de notas, llamados ligaduras, para indicar patrones de longa (nota larga) o breve (nota corta). Existían seis patrones básicos, llamados «modos» por Garlandia, que se identificaban por un número:[37][38][39]

 

También se le aplicaron los nombres de los pies métricos del versus francés o latino: troqueo, yambo, dáctilo, anapesto, espondeo y tribraquio.[37]​ La unidad básica de tiempo (conocida como tempus), transcrita aquí como una corchea, se anotaba siempre en grupos de tres. Los modos 1 y 5 eran los más usuales y, al parecer, los más antiguos. El modo 4 se empleaba raras veces y es posible que se incluyera para completar el sistema.[39]​ Por otra parte, los ritmos menores se concebían como «fraccionamiento» (fractio) de los valores modales regulares, y se indicaban mediante notas adicionales intercaladas en las ligaduras, o mediante rombos añadidos (currentes).[38]

En teoría, una melodía compuesta en un modo determinado consistía en las repeticiones del patrón, terminando cada frase con un silencio. Pero una melodía así podría resultar monótona, por lo que en la práctica el ritmo era más flexible.[39][40]

Notación franconiana

Los motetes polifónicos de finales del siglo XIII eran en su mayoría silábicos, es decir, cada sílaba requería una nota independiente. De este modo, las ligaduras ya no podían emplearse para indicar el ritmo, por lo que era necesaria la invención de un nuevo sistema para la notación de la música.[18][41]

Franco de Colonia, compositor y teórico, codificó el nuevo sistema, llamado notación franconiana en su honor, en su tratado Ars cantus mensurabilis.[b]​ Por primera vez, las duraciones relativas fueron consignadas por las formas de las notas.[42]​ Existían cuatro signos:[43][44]

 

La notación franconiana se basaba en grupos ternarios a partir de la unidad básica, el tempus: tres tempora constituyen una perfección, similar a un compás de tres tiempos.[18][43][44]

La notación permitía a los compositores disponer de una mayor libertad y variedad rítmica, que dio un paso más con Petrus de Cruce (1270-1300), con quien las tres voces de los motetes empezaron a progresar a velocidades bastante distintas entre sí.[43][45]

La notación del Ars Nova

 
La pieza Mariam matrem virginem, contenida en el Llibre Vermell del Monasterio de Montserrat, escrita en notación cuadrada gregoriana del siglo XIV.
 
El introito Gaudeamus omnes, escrito en neumas del siglo XIV.

El Ars Nova, estilo musical francés inaugurado por Philippe de Vitry (1291-1361) en la década de 1310 y continuado hasta la década de 1370, se distingue de los estilos anteriores por la aparición de dos innovaciones en la notación del ritmo, descritas en el tratado Ars nova de Vitry y en los tratados de Jehan des Murs. La primera innovación permitía la división doble («imperfecta») frente a la triple («perfecta») tradicional; la segunda hacía posible la división de la semibreve, hasta ese momento el menor valor posible de una nota, en mínimas.[46][c]​ El sistema resultante ofrecía nuevos tipos de compás y permitía una flexibilidad rítmica mucho mayor, incluyendo, por primera vez, la sincopación.[46]​ En torno a 1340, Des Murs consideró una innovación más, los «signos de mensuración», antecesores de los actuales signos de compás.[18][47]

El teórico flamenco Jacobo de Lieja (1260-después de 1330) defendió arduamente el «arte antiguo» (ars antiqua) de finales del siglo XIII en su tratado Speculum musicae[d]​ contra las innovaciones recientes:[48]​ «¿En dónde agrada de tal modo esta lascivia del canto, este refinamiento excesivo, por el cual, como piensan algunos, las palabras se pierden, la armonía de las consonancias disminuye, el valor de las notas cambia, la perfección se degrada, la imperfección es exaltada y la medida se confunde?»[49]

En la notación del Ars Nova, las unidades de tiempo podían formar grupos de dos o tres notas, con diferentes niveles de duración, lo que permitía una variedad mucho más amplia en los ritmos que podían ser escritos. La longa, la breve y la semibreve podían dividirse en dos o tres notas del siguiente valor más pequeño. La división de la longa fue denominada «modo» (modus), la de la breve «tiempo» (tempus) y la de la semibreve «prolación» (prolatio). La división era perfecta o mayor (maior) si era triple, imperfecta o menor (minor) si era doble.[18][50]

Las cuatro combinaciones posibles de tiempo y prolación dan lugar a cuatro compases diferentes. Con el paso del tiempo, el tiempo y la prolación fueron indicados mediante una serie de signos de mensuración: un círculo para el tiempo perfecto o un círculo incompleto para el imperfecto, con un punto para la prolación mayor y sin él para la prolación menor.[18][51]​ En ocasiones, se empleaba un sistema de seis líneas o hexagrama.[52]

En la notación del Ars Nova, la forma de cada nota podía indicar su duración particular, que permanecía inalterada por las notas que la rodeaban.[18][51]

La forma de las notas en la notación del Ars Nova es la misma que en la notación franconiana, con el añadido de la mínima. En ambos sistemas, las ligaduras siguieron siendo empleadas para ciertas combinaciones de longas y breves, como había sido el caso desde la notación de Notre Dame.[18][53]

El siglo XV

En el siglo XV, se siguió empleando la notación del Ars Nova, aunque se introdujeron algunas modificaciones en la grafía de las notas. Así, en torno a 1425, los copistas empezaron a escribir las notas con cabezas huecas (en ocasiones, a esta notación se le da el nombre de «notación blanca») en lugar de rellenar cada cabeza con tinta («notación negra»).[46]​ Dicha transformación pudo tener lugar porque en esa época los copistas pasaron de escribir sobre pergamino, raspado sobre piel de cordero o de cabra, a escribir en papel; rellenar las notas negras sobre la áspera superficie del papel aumentaba el riesgo de salpicar la tinta o de que esta se corriese por el papel arruinando toda la página.[54]

Renacimiento: las tablaturas

 
Tablatura para vihuela del libro Orphenica Lyra de Miguel de Fuenllana, publicado en 1554. Los números en rojo (en el original) indican la parte vocal.
 
Transcripción de tablatura para órgano de la pieza Quem terra, pontus, siglo XVI. Abajo, el equivalente en notación moderna

Los compositores del Renacimiento añadieron valores de notas aún más breves, cada una con la mitad de duración que la nota inmediatamente superior, rellenando la cabeza de una mínima para originar una «semiminima» y añadiendo uno o dos indicadores a la semimínima para producir la «fusa» y la «semifusa».[54][55]

A finales del siglo XVI, la forma romboidal de las notas en la notación renacentista se transformó en las cabezas redondas utilizadas hoy, mientras que las ligaduras cayeron en desuso. Las claves eran utilizadas para acomodar la lectura a cada tesitura vocal, con el objetivo de que el ámbito de lectura no saliese demasiado del pentagrama. Aunque las claves se emplean desde el siglo XII, fue en el siglo XVI cuando se regularizó su empleo.[55]​ La barra de compás fue añadida en el siglo XVII.[54][56]

En el Renacimiento tuvo lugar asimismo la aparición de las tablaturas, una manera de representar gráficamente las posiciones de la mano al interpretar los distintos acordes en un instrumento de cuerda pulsada (véase ejemplo al margen izquierdo), como el laúd o la tiorba, o de teclado (véase ejemplo al margen derecho). Las tablaturas eran muy fáciles de comprender y posibilitaban la interpretación por parte de aficionados.[57][58]

Las tablaturas de órgano eran reducciones prácticas de las voces en una pauta y con letras o cifras. Existían varios tipos de tablatura, en función de los países:[59]

  • Alemana, que presentaba a su vez dos modalidades: la antigua, que se empleó entre los siglos XV y XVI, y en la cual aparecían, en la parte superior, de seis a ocho líneas reunidas por una llave con notas mensurales, mientras que en la parte inferior se incluían letras; y la nueva, que se utilizó entre los siglos XVI y XVIII, y en la cual todas las voces se representaban con letras.[59]
  • Española, que utilizaba notas y cifras.[59]
  • Italiana, que hacía uso de notas dispuestas en sistemas de seis a ocho líneas arriba y de cinco a seis líneas abajo.[59]
  • Inglesa, que empleaba notas ubicadas en dos sistemas de seis líneas.[59]
  • Francesa, que usaba notas situadas en dos sistemas de cinco líneas.[59]

En cuanto a las tablaturas de laúd, estas consistían en una escritura de posiciones: la tablatura representaba un sistema de seis líneas que era la imagen de las cuerdas del instrumento, hallándose la más grave situada en la parte superior, correspondientemente con la posición del diapasón. Las cifras situadas entre las barras de compás indicaban el traste que debía pisarse y las plicas de las notas señalaban la duración de las mismas.[59]​ Estas tablaturas se hicieron especialmente populares en la década de 1600 en Inglaterra, en las lute song o canciones con laúd.[60][e]

Barroco: el bajo cifrado

 
Tabla de interpretación y ejecución del bajo cifrado

Ya en el Barroco, tanto la célebre escuela para órgano francesa como los laudistas franceses comenzaron a emplear agréments, ornamentos diseñados para poner de relieve las notas importantes y dar carácter a las melodías. Estos se convirtieron en un elemento fundamental en la música francesa y eran añadidos por los intérpretes de manera libre e improvisada. Poco después, el uso de agréments pasó a la música vocal.[61]

En el siglo XVII, se popularizó también el uso del bajo continuo (en italiano, basso continuo), sistema por el cual el compositor escribía la melodía o melodías y la línea del bajo, pero dejaba a los intérpretes el relleno de los acordes y voces interiores apropiadas. Cuando los acordes que habían de tocarse eran distintos de las tríadas comunes en su estado fundamental o era necesario añadir tonos no pertenecientes al acorde o alteraciones, el compositor solía añadir cifras por encima o por debajo de las notas del bajo para indicar las notas requeridas. Esta notación se conoce como bajo cifrado.[62][63]

En la escritura del bajo cifrado existían algunas convenciones: una nota sin cifra señalaba que debía añadírsele una tercera y una quinta, cuando aparecía solo un 3 o un 4 se debía tocar también la quinta, un 6 o un 7 implicaban además una tercera, las alteraciones accidentales se indicaban mediante el signo correspondiente al lado de las cifras, una alteración accidental sin cifra afectaba a la tercera del acorde (véanse las cifras y sus equivalencias en la tabla del margen).[64]

Clasicismo: la consolidación de la notación tradicional

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, se continuó empleando la tradicional notación de cabeza redonda, sin producirse apenas innovaciones en este sentido. No obstante, fue un periodo en la que se fue extendiendo el empleo de signos y expresiones adicionales que indicaban la dinámica de cada pasaje. Por su parte, se siguió utilizando el bajo cifrado barroco en el continuo, pero se fueron abandonando los agréments de la etapa anterior.[3]

Romanticismo: el canto según la forma de la nota

En el siglo XIX, siguió empleándose la notación tradicional en la música instrumental, pero se abandonaron definitivamente prácticas barrocas, como la escritura de bajos cifrados, motivada por el desuso en el que habían caído instrumentos como el clavicémbalo desde finales del siglo XVIII, por considerarlos anticuados. Además, cambiaron las texturas y formas predominantes, surgió la gran orquesta y apareció la figura del director profesional, independiente de la de los intérpretes.[65]

Paralelamente, en esta etapa, surgió un creciente interés por la música antigua, especialmente del Renacimiento y del Barroco. En este contexto, tuvo lugar el estreno de las pasiones de Johann Sebastian Bach por la Singakademie de Berlín, así como la publicación en multitud de ediciones de piezas de canto gregoriano. La Iglesia católica promovió activamente, desde mediados de siglo, la composición de una música coral sin acompañamiento, en un estilo inspirado en Palestrina. Los músicos anglicanos recuperaron los clásicos de su tradición, los ortodoxos rusos renovaron su música sacra y las iglesias afroamericanas desarrollaron sus propios estilos de música.[66]

De esta manera, especialmente en las iglesias protestantes estadounidenses, surgió un nuevo sistema de notación que reflejaba el nuevo estilo de música vocal, caracterizado por su sencillez y por la homofonía. Los maestros de coro publicaron canciones nuevas y antiguas en colecciones como Kentucky Harmony (1816), The Southern Harmony (1835) y The Sacred Harp (1844). La tradición de interpretación de esta música se conoce como shape-note singing o ‘canto según la forma de la nota’, en virtud de la notación empleada en estas colecciones, en las que la forma de la cabeza de las notas indicaba las sílabas de la solmisación, permitiendo así una fácil lectura a primera vista de las voces.[67]

Este sistema de notación es una ingeniosa reinvención estadounidense de las sílabas introducidas en el siglo XI por Guido de Arezzo (véase más arriba). La gente corriente cantaba usando estas colecciones en la iglesia y en las reuniones locales y regionales, aplicaba las sílabas de solmisación la primera vez en cada canción y las cantaba después en todos los versículos.[68]

Sin embargo, el sistema de notación según la forma de la nota solo se empleó para la música vocal religiosa de algunas comunidades cristianas estadounidenses. En el resto de la música producida en esa época se empleó la tradicional notación redonda, la usada actualmente, cobrando además una gran importancia los signos y símbolos que indican dinámicas, tempo y agógica.[68]

El siglo XX: la notación gráfica y la indeterminación

En ese siglo, comenzaron a aparecer nuevas corrientes de vanguardia en la música, que conllevaron en muchas ocasiones cambios en la notación, normalmente ligados a la experimentación y la búsqueda de la novedad, así como a la incapacidad de reflejar los nuevos efectos musicales por medio de la notación tradicional.[69]​ De esta manera, desde los años cincuenta surgieron distintos sistemas de notación gráfica, que variaban desde una serie de símbolos similares a los usados tradicionalmente hasta sofisticadas notaciones a todo color (notación simbólica) en las que la transformación gráfica es total, sin referencias al sistema de notación convencional y que, en muchos casos, más buscaban sorprender visualmente que reflejar con exactitud la música que había de interpretarse.[4][70][71][72][73]

Por otra parte, no existen convenciones en torno a los símbolos o signos empleados, de manera que cada compositor o escuela tiene su propio sistema de notación; paralelamente al surgimiento de estas nuevas grafías, han aparecido intérpretes y agrupaciones musicales especializados en el estudio y la interpretación de partituras gráficas. Hasta la fecha, son pocos, pero importantes, los intentos de algunos tratadistas de clasificar metódicamente esta nueva tendencia gráfica en las actuales técnicas de composición, para fijar las bases de un método de nueva notación musical.[4][70][71][72][74]

El compositor estadounidense John Cage fue pionero en lo que él llamó indeterminación, una tendencia según la cual el compositor deja ciertos aspectos de la música sin especificar. Parte de esta idea la extrajo de la obra de su amigo Morton Feldman, quien en piezas tales como Projection 1 para violonchelo (1950) utilizó una notación gráfica para indicar el timbre, el registro y la duración en términos generales, en lugar de especificar de manera precisa las notas y las duraciones.[75]​ El Concierto para piano y orquesta (1957-1958) de Cage muestra sesenta y tres páginas con diversos tipos de notación gráfica, pensada para ser ejecutada por los intérpretes de acuerdo a las instrucciones de la partitura; los sonidos exactos generados varían considerablemente de una interpretación a otra.[75][76]​ Otro ejemplo de Cage en el que se emplean la notación gráfica es Variations IV (1963), en el que emplea hojas de plástico transparente con líneas, puntos y otros símbolos, que se superponen al azar y se leen después como notación.[77]

Muchos compositores adoptaron alguna forma de la indeterminación bajo la influencia de Cage. Así, Earle Brown escribió Available Forms I (1961) para dieciocho intérpretes y Available Forms II (1962) para gran orquesta; en ellas, los intérpretes interpretan fragmentos completamente escritos en la partitura, pero con cierta libertad de elección en los tonos, en el orden y en los tempi determinados por el director de la orquesta.[78]

Otro ejemplo lo constituye la partitura de Klavierstücke XI[f]​ (1956) de Karlheinz Stockhausen, que consiste en una única hoja, de grandes dimensiones, con diecinueve fragmentos breves de música que han de tocarse sucesivamente a medida que el ojo del intérprete consigue dar con uno después de otro. Se dan indicaciones para la elección y el vínculo de los segmentos; no es necesario tocarlos todos, cualquiera puede repetirse y la pieza concluye después de que el pianista toque cualquier segmento por tercera vez.[78]

Krzysztof Penderecki también empleó un tipo de notación gráfica en algunos pasajes de su obra Treno a las Víctimas de Hiroshima (1960)[78]​ para cincuenta y dos instrumentos de cuerda, basada en texturas y procesos, en la que se proporcionan escasos pulsos o valores de notas definidos y, en lugar de ello, mide el tiempo en segundos.[79]

También cabe mencionar al compositor, arquitecto e ingeniero griego Iannis Xenakis, que fundamentó su música en conceptos matemáticos. En Metastaseis[g]​ (1953-1954), proporcionó a cada intérprete de cuerda de la orquesta una parte distinta para ser ejecutada y plasmó la música en una serie de gráficos, que sugerían los sonidos resultantes.[80]

En el ámbito de la música electroacústica, algunos artistas han creado partituras visuales para ilustrar distintas piezas que se encuadran en esta tendencia. Así, el artista alemán Rainer Wehinger creó en los años setenta una partitura para la obra Artikulation[h]​ de György Ligeti, en la que se indican ciertos aspectos poco convencionales, como los altavoces activos en cada momento. No obstante, este tipo de partituras no buscan servir de soporte para la música, con objeto de su interpretación posterior, sino que más bien tratan de reflejar una pieza ya creada.[76][i]

En el siglo XXI, han surgido compositores que se han mostrado favorables al empleo de este tipo de notaciones de carácter gráfico. En el contexto actual, cabe aludir a los compositores españoles Manuel Castillo, Jesús Villa Rojo y Ramón Roldán, que hacen uso de sistemas de notación basados en la sugerencia, por medio de la cual buscan conferir al intérprete un papel más importante en el resultado musical final.[69][72][76]

Notas y referencias

  1. El texto del Epitafio de Seikilos consiste en una exaltación de la vida y del disfrute. Su traducción al español es la siguiente: «Mientras vivas, permanece alegre. Que nada te perturbe. La vida es en verdad demasiado breve y el tiempo se cobra su tributo». Véase Grout, p. 37.
  2. En latín, ‘El arte del canto mensurable’, circa 1280.
  3. El término minima significa ‘la más pequeña’ en latín. Véase Grout, p. 154
  4. En latín, ‘El espejo de la música’. Véase Grout, págs. 149-150
  5. Las lute song o canciones con laúd eran canciones a solo con acompañamiento, género prominente en la música inglesa de principios del siglo XVII. Véase Grout, p. 307
  6. En español, Pieza para piano XI.
  7. Escrito en griego μεταστασεις; en español, ‘Metástasis’
  8. En español, ‘Articulación’.
  9. Para escuchar Artikulation y contemplar la partitura diseñada por Wehinger, véase este enlace.

Referencias

  1. Véase Grout
  2. Véase Machabey
  3. Ulrich, p. 67
  4. Bennett, págs. 198-199: «notación»
  5. Grout, p. 37
  6. Arinero Carreño, 2009, p. 12.
  7. Ulrich, p. 175
  8. Grout, p. 28
  9. Grout, p. 38
  10. Ulrich, p. 183
  11. Grout, p. 51
  12. Bennett, págs. 196-197: «neuma»
  13. Arinero Carreño, 2009, p. 60.
  14. Grout, p. 52
  15. Véase Massaro
  16. Grout, p. 283
  17. Véase Brou
  18. Véase Parrish
  19. Ulrich, p. 187
  20. Grout, p. 54
  21. Ulrich, p. 115
  22. Arinero Carreño, 2009, p. 61.
  23. Véase López Albert
  24. Véase Agustoni
  25. Véase Medina
  26. «The muslim influence on musical theory»». Muslim Heritage (en inglés). 
  27. Grout, p. 53
  28. Laborde y Roussier, 1780.
  29. Farmer, 1988, pp. 72-82.
  30. Miller, 1973, pp. 239-245.
  31. «Transcriptions in western notation». Coptic Heritage. 
  32. Ulrich, págs. 115 y 187
  33. Grout, págs. 54-55
  34. Arinero Carreño, 2009, p. 65.
  35. Grout, p. 55
  36. Véase Monumenta
  37. Arinero Carreño, 2009, p. 108.
  38. Ulrich, p. 203
  39. Grout, p. 120
  40. Véase Busse Berger
  41. Grout, p. 134
  42. Grout, págs. 134-135
  43. Véase De Colonia
  44. Grout, p. 135
  45. Grout, p. 138
  46. Ulrich, p. 233
  47. Grout, p. 149
  48. Grout, págs. 149-150
  49. De Speculum musicae (1325), libro 7, capítulo 48, p. 277
  50. Grout, p. 154
  51. Grout, p. 155
  52. Ulrich, p. 221
  53. Grout, págs. 155-156
  54. Grout, p. 156
  55. Arinero Carreño, 2009, p. 124.
  56. Véase Colette
  57. Bennett, p. 296: «tablatura»
  58. Grout, p. 1102: «tablatura»
  59. Ulrich, p. 261
  60. Grout, p. 307
  61. Grout, págs. 425 y 1067: «agrément»
  62. Bennett, p. 29: «bajo cifrado»; págs. 76-77: «continuo»
  63. Grout, págs. 352 y 1069: «bajo cifrado» y «bajo continuo»
  64. Bennett, p. 29: «bajo cifrado»
  65. García Asensio, introducción.
  66. Grout, p. 736
  67. Grout, págs. 737 y 1099-1100
  68. Grout, p. 737
  69. Roldán, p. 100
  70. Lanza, págs. 133-139: «notación y grafismo»
  71. Llàcer Pla, págs. 145-146
  72. Véase Locatelli
  73. De Pedro, p. 150
  74. De Pedro, p. 97
  75. Grout, p. 1030
  76. Bennett, págs. 136-137: «gráfica, partitura»
  77. Grout, págs. 1030-1031
  78. Grout, p. 1031
  79. Grout, págs. 1026-1027
  80. Grout, p. 1025

Bibliografía

Bibliografía utilizada

  • Agustoni, Luigi; Göschl, Johannes Berchmans (1969). Le Chant Grégorien. Roma: Herder. 
  • Arinero Carreño, María Dolores (2009). Apuntes de historia de la música: desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Granada. 
  • Bennett, Roy (2003). Léxico de música. Traducción de Bárbara Zitman. Madrid: Akal. ISBN 84-460-1129-8. 
  • Brou, Louis; Vives, José (1953). Antifonario visigótico-mozárabe de la catedral de León. Edición facsímil. Madrid: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro. 
  • Busse Berger, Anna Maria (1993). Mensuration and proportion signs. Origin and evolution. Oxford: Clarendon Press. 
  • Colette, Marie-Noëlle; Popin, Marielle; Vendrix, Philippe (2003). Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance. Minerve: Centre d'Études Supérieures de la Renaissance. 
  • De Colonia, Franco (1988). Tratado de canto mensural. Edición de Ángel Medina. Oviedo: Universidad de Oviedo. 
  • De Pedro, Dionisio (1993). Manual de formas musicales. Madrid: Grupo Real Musical. 
  • Farmer, Henry George (1988). Historical facts for the arabian musical influence. Ayer Publishing. ISBN 0-405-08496-X. OCLC 220811631. 
  • García Asensio, Enrique (2010). Dirección musical según la técnica del maestro Sergiu Celibidache. Granada. 
  • Grout, Donald J.; Burkholder, J. Peter; Palisca, Claude V. (2008). Historia de la música occidental. Traducción de Gabriel Menéndez Torrellas (séptima edición). Madrid: Alianza Editorial. ISBN 978-84-206-9145-9. 
  • Laborde, Jean-Benjamin; Roussier, Pierre-Joseph (1780). Essai sur la musique ancienne et moderne. París: Ph.-D. Pierres, et se vend chez E. Onfroy. 
  • Lanza, Andrea (1986). El siglo XX, parte 2. Madrid: Turner Música. ISBN 84-7506-186-9. 
  • Llàcer Pla, Francisco (1982). Guía analítica de formas musicales. Madrid: Grupo Real Musical. ISBN 978-84-38700-67-9. 
  • Locatelli de Pérgamo, Ana María (1973). La notación de la música contemporánea. Buenos Aires: Ricordi Americana. 
  • López Albert, Isabel (2000). «Notaciones hispánicas» en Diccionario de la Música española e hispanoamericana. Madrid: SGAE. 
  • Machabey, Armand (1971). La notation musicale. París: PUF. 
  • Massaro, M. N. (1979). La scrittura musicale antica. Guida alla transcrizione, dal canto gregoriano alla musica strumentale del XVI secoli. Padua. 
  • Medina, Ángel (1991). Láminas de paleografía musical (siglos IX-XIII). Oviedo: Universidad de Oviedo. 
  • Miller, Samuel D. (1973). «Guido d'Arezzo: medieval musician and educator». Journal of Research in Music Education (The National Association for Music Education) (21 (3)). JSTOR 3345093. doi:10.2307/3345093. 
  • Monumenta Paleografica Gregoriana. Edición de Münsterschwarzach. 1986 y ss. 
  • Parrish, Carl (1958). The notation of medieval music. Nueva York: Norton and Company. 
  • Roldán Samiñán, Ramón; García García, Juan Vicente; Iglesias González, Joaquín; Iglesias González, José; Robles Ojeda, Gabriel (1999). Lenguaje Musical Melódico VI (primera edición). Málaga: Ediciones si bemol, S. L. ISBN 84-95262-13-4. 
  • Ulrich, Michels (2007). Atlas de música. En dos volúmenes. Madrid: Alianza Atlas. 
  • West, Martin L. (1993-1994). «The Babylonian Musical Notation and the Hurrian Melodic Texts» en Music and Letters 125. 

Bibliografía adicional

  • Cole, Hugo (1974). Sounds and signs: aspects of musical notation. Oxford: [[Universidad de Oxford|Oxford University Press]]. 
  • Costa Vicent, Ramón (1979). Historia y semántica de la notación musical europea. Hasta el siglo XVI. Barcelona: Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona. 
  • De Pedro, Dionisio (2004). Teoría completa de la música. En dos volúmenes (tercera edición). Madrid: Grupo Real Musical. ISBN 84-387-0327-5. 
  • Gasperini, Guido (2010). Storia della semiografia musicale. Origine e sviluppo della scrittura musicale nelle varie epoche e ne' vari paesi. Colección «Reprint Antichi Manuali Hoepli», n.º 123. Milán: Cisalpino-Goliardica. 
  • Gerbert, Martin (1784; reediciones: 1931 y 1963). Scriptores ecclesiastici de musica. Tres volúmenes. Milán: St. Blasien. 
  • Grier, James (1996). The Critical Editing of Music. History, method and practice 125. Cambridge: Cambridge University Press. 
  • Landels, John G. (1999). Music in Ancient Greece and Rome. Londres: Routledge. 
  • Rastall, Richard (1983). The notation of Western Music. Londres: Dent and Sons. 
  • West, Martin L.; Pöhlmann, Egert (2001). Documents of Ancient Greek Music: The Extant Melodies and Fragments. Oxford: Clarendon. 
  •   Datos: Q2201596

historia, notación, música, occidental, historia, notación, música, occidental, abarca, unos, doscientos, años, desde, primeros, símbolos, alfabéticos, mundo, grecolatino, hasta, últimas, tendencias, notación, abstracta, usadas, actualidad, partitura, autógraf. La historia de la notacion en la musica occidental abarca unos dos mil doscientos anos 1 desde los primeros simbolos alfabeticos del mundo grecolatino hasta las ultimas tendencias de notacion abstracta usadas en la actualidad 2 Partitura autografa de la primera pagina del preludio de la Suite para laud n º 3 en sol menor BWV 995 de Johann Sebastian Bach con notacion escrita de su propia mano La notacion de la musica ha sido siempre un elemento delicado y complejo ya que no solo debia indicar la altura de los sonidos sino tambien los restantes parametros de la musica duracion tempo intensidad sonora caracter articulacion etc 3 A lo largo de la historia han ido surgiendo distintos sistemas de notacion viendose influidos no solo por cuestiones artisticas sino tambien por aspectos politicos sociales y religiosos Desde la antigua Grecia se tiene constancia de la existencia de formas de notacion musical sin embargo es a partir de la musica de la Edad Media principalmente el canto gregoriano cuando se comienza a emplear el sistema de notacion musical que evolucionaria al actual 1 En el Renacimiento cristalizo con los rasgos mas o menos definitivos con que lo conocemos hoy aunque como todo lenguaje ha ido variando segun las necesidades expresivas de los usuarios 2 Las distintas formas de notacion musical y los soportes empleados han sido muy diversos a lo largo de la historia y son objeto de estudio por parte de los musicologos e historiadores de la musica en la actualidad Los diversos sistemas de notacion dan testimonio de la realidad artistica y cultural del momento y son una muestra del interes del ser humano por preservar el arte para la posteridad 2 4 Indice 1 Los origenes de la notacion musical 1 1 Notacion griega 2 Edad Media evolucion y desarrollo de la notacion 2 1 Notacion bizantina 2 2 La transmision oral del canto gregoriano 2 3 La notacion judia europea 2 4 La notacion neumatica 2 5 Los nombres de las notas 2 6 Los modos ritmicos 2 7 Notacion franconiana 2 8 La notacion del Ars Nova 2 9 El siglo XV 3 Renacimiento las tablaturas 4 Barroco el bajo cifrado 5 Clasicismo la consolidacion de la notacion tradicional 6 Romanticismo el canto segun la forma de la nota 7 El siglo XX la notacion grafica y la indeterminacion 8 Notas y referencias 8 1 Referencias 9 Bibliografia 9 1 Bibliografia utilizada 9 2 Bibliografia adicionalLos origenes de la notacion musical EditarNotacion griega Editar Partitura del Epitafio de Seikilos Presenta notacion musical alfabetica por encima de la letra escrita en griego clasico a Melodia del Epitafio de Seikilos transcrita a notacion moderna No se conoce practicamente nada de lo compuesto o ejecutado antes del siglo III a C y los testimonios que nos proporcionan informacion sobre la musica en Grecia son de varios tipos escritos literarios historicos filosoficos o cientificos que describen o se refieren de alguna manera a la naturaleza de la musica a sus reglas y a sus poderes beneficos una coleccion de unos cuarenta fragmentos musicales entre los que destaca el Epitafio de Seikilos inscripcion grabada en una lapida datada entre el siglo II a C y el siglo I d C representado al margen 5 una serie de instrumentos reales en estado muy precario recogidos en las excavaciones arqueologicas y una rica iconografia de instrumentos y musicos representados principalmente en vasos relieves y mosaicos 6 Del estudio de los fragmentos de musica que se han conservado se sabe que la ritmica de la musica griega era muy flexible y variada y no buscaba el isocronismo La metrica poetica determinaba el ritmo musical 6 El primer testimonio sobre el uso de una notacion en Grecia aparece en Aristoxeno de Tarento que desarrollo sus teorias entre finales del siglo IV y comienzos del siglo III a C Sus alusiones no se refieren a un uso corriente de la escritura musical en la practica de los compositores sino mas bien a su utilizacion por parte de los teoricos asi como en la ensenanza de la musica 7 De hecho las imagenes de la Grecia antigua rara vez muestran a un interprete leyendo un pergamino o una tablilla mientras toca A partir de ello y de los documentos escritos se deduce claramente que los griegos a pesar de poseer una notacion bien desarrollada aprendian la musica sobre todo de oido y la improvisacion era frecuente 8 La notacion musical en Grecia ha llegado a nuestros dias fundamentalmente por dos vias diferentes La primera esta constituida por documentos con signos referidos a la musica y por los tratados musicales El fragmento mas antiguo que se ha conservado con notacion es un papiro del siglo I a C en el que hay un pasaje coral de la tragedia de Orestes cuyo original fue creado por Euripides 9 Piedra original que contiene el segundo de los dos himnos a Apolo siglo II escritos en notacion griega antigua Las notaciones musicales son los simbolos que aparecen ocasionalmente sobre las principales lineas continuas de escritura griega La segunda fuente de documentos la constituyen las llamadas Tablas de Alipio de mediados del siglo IV d C que nos dan la notacion sistematica vocal e instrumental de todas las escalas modos empleadas por los grecorromanos 6 En Grecia habia dos notaciones de caracter alfabetico una para el canto coral y otra para los instrumentos 7 La instrumental era mas antigua que la vocal 7 y se remonta seguramente a los auletas de los siglos VII y VI a C 6 Los signos alfabeticos servian por igual para la voz y para los instrumentos Pero cuando se trataba de musica vocal con acompanamiento de instrumentos entonces para la voz se utilizaba el alfabeto jonico de veinticuatro letras con las que se traducian no solo los sonidos principales sino tambien los cromaticos 6 El alfabeto se empleaba de la siguiente manera cada letra situada en vertical correspondia a una nota fija Ademas de la posicion original del caracter al cual le correspondia un sonido habia otras dos maneras de representar la letra estas tres posiciones comprendian tres sonidos cada una 6 Los griegos no poseian un sistema de templanza de las notas como el actual y al no tener material historiografico suficiente para comprobar cuales eran estos sonidos es muy dificil recrear fielmente estas notas 6 Se piensa que cada una de estas tres posiciones se utilizaban para completar los tres diferentes tetracordios que servian de base para las escalas tetracordio diatonico notas sin alteraciones tetracordio cromatico notas alteradas por semitonos y el tetracordio enarmonico nota elevada de tal manera que se encontraba mas cerca de la nota inferior que de la nota de la cual proviene la alteracion 6 Este sistema no conocia las escalas propiamente dichas sino que se basaba en la repeticion de estos tetracordios para elaborar la escala griega completa de dos octavas La notacion instrumental original comprendia quince letras correspondientes a dos octavas 7 Con el alfabeto quedaba resuelto el aspecto de la representacion de la altura de los sonidos Para el problema de la duracion de los mismos se crearon una serie de signos convencionales basados en notas largas y breves que mas tarde se convertirian en los modos ritmicos 6 La notacion griega fue adoptada por el Imperio romano en cuya capital Roma se ha conservado en una docena de documentos transcritos varias veces por distintos especialistas 6 Edad Media evolucion y desarrollo de la notacion EditarNotacion bizantina Editar Tras el desmembramiento del Imperio romano en el 476 y la aparicion del Gran Cisma de Oriente en 1054 el Imperio bizantino establecio su capital en Constantinopla desvinculandose definitivamente del poder de Roma tanto en el terreno politico como en el religioso 10 Esta separacion de indole politico religiosa tuvo un efecto decisivo sobre la cultura y el arte de la sociedad bizantina que potencio sus caracteristicas exclusivas De esta manera el sistema de notacion musical empleado en Bizancio fue diferenciandose paulatinamente del romano aunque ambos tuvieron un origen griego Por otra parte la notacion bizantina tambien de caracter alfabetico incorporo elementos orientales de tal manera que los signos empleados eran ya muy diferentes de los originales griegos a mediados del siglo XII 10 La notacion bizantina estaba pensada como una ayuda para la memoria en tanto que la transmision de los cantos se llevaba a cabo de manera oral Existen signos ecfoneticos para las lecturas y neumas para los cantos que no designan alturas de sonido fijas sino intervalos y tambien ritmos y maneras de ejecucion La interpretacion de los neumas primitivos es dificil sobre todo a partir del siglo IX 10 Estos signos bizantinos siguen empleandose en la notacion de los cantos propios de esa liturgia aunque en una version simplificada gracias a la reforma que en el ano 1821 llevo a cabo el obispo Crisanto 10 La transmision oral del canto gregoriano Editar Vease tambien Canto gregoriano Se tiene constancia de que la liturgia romana dentro de la Iglesia primitiva se establecio a comienzos del siglo VIII porque en ese momento fueron puestos por escrito los textos No obstante las melodias se transmitian oralmente sin dejar constancia escrita de tal modo que solo se ha conservado un fragmento de musica cristiana anterior a Carlomagno un himno a la Santisima Trinidad de finales del siglo III hallado en un papiro de Oxirrinco Egipto y escrito en la antigua notacion griega Sin embargo esta notacion habia sido olvidada antes del siglo VII cuando san Isidoro de Sevilla 560 636 escribio que a menos que los sonidos sean recordados por el hombre estos perecen porque no pueden ponerse por escrito 11 De que modo se crearon y transmitieron las melodias del canto sin ser escritas ha sido objeto de dedicado estudio y de gran controversia Algunas de las melodias mas simples y cantadas con mas frecuencia pudieron difundirse literalmente Pero el corpus del canto gregoriano comprende cientos de melodias elaboradas algunas de ellas cantadas solo una vez al ano 12 Algunos estudiosos sugieren que numerosos cantos se improvisaban sin convenciones estrictas siguiendo un contorno melodico dado y utilizando formulas de apertura cierre y ornamento apropiadas a un texto particular o a determinado momento de la liturgia Cierto paralelismo se halla en la cantilacion judia y en la centonizacion bizantina ambas tradiciones orales antes de ser fijadas por escrito 11 La variacion individual no era algo conveniente si los cantos se tenian que interpretar de la misma manera en todas las iglesias de un vasto territorio como era el deseo del papa y de los reyes francos Durante el siglo VIII en Roma se hicieron distintos intentos de estandarizacion de las melodias y de adiestramiento de cantores francos que fuesen capaces de reproducirlas con total exactitud Sin embargo debido a que este proceso dependia de la memoria y del aprendizaje de oido las melodias acababan por ser modificadas con el paso del tiempo como relatan los informes de la epoca Por tanto la invencion de una notacion para la musica se hizo imprescindible 12 13 14 15 La notacion judia europea Editar La comunidad judia de Europa poseia sus propias tradiciones musicales En las sinagogas el canto de los salmos se realizaba usualmente de manera responsorial entre un lider y la congregacion La lectura de las escrituras hebreas se entonaba por un solista que utilizaba un sistema de cantilacion Las melodias no estaban escritas aunque a principios del siglo IX se desarrollo una notacion denominada te anim para indicar los acentos las divisiones del texto y las pautas melodicas apropiadas Se esperaba que los cantantes improvisaran a partir de esta notacion apoyandose en formulas melodicas heredadas por tradicion oral y anadiendo ornamentos de manera libre 16 La notacion neumatica Editar Articulo principal Notacion neumatica Veanse tambien Notacion visigotica Ut queant laxis Mano guidonianay Neuma Pagina del Antifonario de Leon siglo X que contiene notacion visigotica 17 Primeros neumas que aparecian como pequenas marcas junto a las palabras Fragmento de Laon Metz mediados del siglo X Los libros mas antiguos de canto con notacion musical conservados hasta hoy datan de finales del siglo IX pero sus coincidencias sustanciales han sugerido a los especialistas que la notacion podia haber estado ya en uso en la epoca de Carlomagno o poco despues 12 La notacion surgio como un modo de alcanzar la uniformidad y un medio de perpetuar esa uniformidad 18 19 En las notaciones primitivas los signos llamados neuma en latin gesto se colocaban encima del texto para indicar el numero de notas de cada silaba y si la melodia ascendia descendia o repetia el mismo tono 12 13 20 21 Estos neumas pudieron derivarse de signos de inflexion y acento 20 y su grafia se basa en los movimientos de la mano al dirigir la musica gestos quironimicos Hoy se ha estudiado la posibilidad de que la notacion neumatica haya nacido para fijar el repertorio del rito mozarabe hispano 22 23 Los neumas no indicaban alturas de tonos o intervalos sino que servian como reglas nemotecnicas que indicaban el perfil correcto de la melodia por lo que estas tenian que seguir aprendiendose de oido 12 20 este tipo de notacion poco precisa se denomina adiastematica vease la reproduccion del margen derecho 13 24 En los siglos X y XI los copistas colocaban neumas a alturas variables con el fin de indicar el tamano relativo y la direccion de los intervalos 13 21 Estos neumas se conocian como neumas de altura precisa o neumas distematicos 20 22 25 Los principales eran 13 El punctum que se redujo hasta un trazo corto horizontal o un simple punto indicando un sonido mas bajo con respecto al anterior 13 La virga que senala un sonido mas agudo 13 De estos dos signos derivaron otros como el pes que equivale a dos sonidos ascendentes la clivis dos sonidos descendentes el torculus dos sonidos ascendentes y uno al grave y el porrectus contrario al anterior 13 tambien se empleo el custos una pequena nota sin texto que indica la altura del comienzo de la siguiente linea 21 Este sistema de notacion neumatica parece que no se desarrollo hasta el siglo VIII pero en el siglo IX llego a ser de uso comun 13 24 18 Los nombres de las notas Editar En los escritos de Al Mamun 786 833 e Ishaq Al Mausili f 850 se utilizo una notacion musical basada en las letras del alfabeto arabe Correspondencia entre la notacion arabe y la europea 26 Letras arabes ﻡ mim ﻑ faʼ ﺹ ṣad ﻝ lam ﺱ sin ﺩ dal ﺭ raʼNotas musicales mi fa sol la si do reDurante este periodo de contribuciones islamicas en la Europa medieval el monje benedictino friulano Pablo el Diacono 720 800 compuso el himno Ut queant laxis tambien llamado Himno a san Juan Bautista En la silaba inicial de cada verso puso el nombre arabe de las notas aunque utilizando como nota inicial el do al que rebautizo ut Las frases de este himno en latin son asi Nota Texto original en latin Traduccionut doremifasollasi Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labii reatum sancte Ioannes Para que puedan exaltar a pleno pulmon las maravillas estos siervos tuyos perdona la falta de nuestros labios impuros San Juan Este sistema durr i mufassal perlas separadas fue utilizado en las obras de Al Kindi f 874 Yahia Ibn Ali Ibn Yahia f 912 Al Farabi 870 950 Ibn Sina f 1037 Al Hussain ibn Zaila f 1048 y otros El copista del manuscrito del gradual Viderunt omnes copiado en la segunda mitad del siglo XI trazo una linea horizontal sobre el pergamino que correspondia a una nota particular y oriento los neumas en torno a esa linea que en el manuscrito correspondia a la nota la En otros manuscritos la linea se marco con la letra correspondiente a la nota que representaba casi siempre F fa o C do que evolucionaron posteriormente para dar lugar a las claves empleadas hoy en dia 15 22 25 27 El monje benedictino italiano Guido de Arezzo 992 1050 considerado el padre de la notacion musical porque desarrollo una notacion dentro de un patron de cuatro lineas tetragrama y no una sola como se hacia anteriormente elaboro una aproximacion a la notacion actual y popularizo los nombres utilizados en el Himno a san Juan Bautista de Pablo el Diacono Sin embargo exceptuo la septima nota si que era una nota variable y podia dar lugar al tritono que en su epoca era considerado un intervalo diabolico diabulus in musica Representacion de la mano guidoniana en un manuscrito medieval ubicado en Mantua datado en el ultimo cuarto del siglo XV Guido de Arezzo utilizo un esquema mnemotecnico especial con forma de mano conocido como la mano guidoniana vease la ilustracion del margen Ademas propuso una disposicion en lineas y espacios utilizado una linea de tinta roja que correspondia al fa y otra de tinta amarilla para el do 20 Este esquema tuvo bastante exito y dio origen al tetragrama predecesor del moderno pentagrama 21 22 Ademas se modifico la forma de los neumas y los signos se marcaron con mayor fuerza debido a la sustitucion de las plumas de escritura en punta por otras de bisel Todos estos neumas fueron transformandose hasta dar lugar a la notacion cuadrada 15 20 22 24 En 1680 Franciszek Meninski 1623 1698 en su Thesaurus linguarum orientalum enuncio la hipotesis de que las silabas del solfeo do re mi fa sol la si pudieron haber derivado de las silabas del sistema arabe durr i mufassal perlas separadas dal ra mim fa ṣad lam ta durante la epoca de las contribuciones islamicas a la Europa medieval En 1780 Jean Benjamin M de Laborde 1734 1794 afirmo lo mismo en su Essai sur la musique ancienne et moderne 28 29 30 Guillaume Andre Villoteau f 1839 26 erudito frances que formo parte de la expedicion de Napoleon a Egipto sugirio que la notacion musical musulmana habria influido a Guido D Arezzo 31 Hacia el siglo XVI Anselmo de Flandes anadio la nota musical si derivada de las primeras letras de Sancte Ioannes En el siglo XVIII el musicologo italiano Giovanni Battista Doni para evitar la complejidad que provoca la letra t de ut y buscando una silaba que terminara en vocal para facilitar el solfeo sustituyo el nombre de ut por el nombre original de la nota en arabe dal La modifico ligeramente para que se pareciera al inicio de su propio apellido do que tambien se ha hecho provenir de Dominus o Senor En Francia se sigue utilizando el nombre ut para los terminos tecnicos o teoricos por ejemplo trompette en ut o cle d ut aunque para el solfeo se utiliza el monosilabo do Tambien en este proceso se anadio una quinta linea a las cuatro que se utilizaban para escribir musica llegando a la forma en que hoy lo conocemos llamada pentagrama Tras estas reformas y modificaciones las notas pasaron a ser las que se conocen actualmente Escala de do mayor Reproducir i do re mi fa sol la si El ejemplo anterior muestra una escala de do mayor Actualmente la escala musical diatonica sin alteraciones ni cambios en la tonalidad esta compuesta por siete sonidos En el caso de la mencionada escala mayor de do las notas son las siguientes do re mi fa sol la si segun el sistema latino de notacion C D E F G A B segun el sistema ingles de notacion musical tambien llamado denominacion literal C D E F G A B segun el sistema aleman de notacion musical La B equivale al si bemol En cuanto a la manera de indicar la duracion de las notas existen algunos manuscritos que contienen signos que indican valores ritmicos aunque es muy probable que el canto fuese relativamente libre en cuanto a la metrica 22 32 33 En cualquier caso el mayor problema con relacion al canto llano atane a su interpretacion ritmica debido a la imprecision de la notacion neumatica en este sentido motivada por el hecho de que los copistas dieran mas importancia al giro melodico descuidando las indicaciones ritmicas Este problema puede salvarse en cierta medida con una buena declamacion del texto 15 18 24 34 A finales del siglo XIX y principios del siglo XX los monjes benedictinos de la abadia de Solesmes Francia especialistas en el canto gregoriano prepararon ediciones modernas del canto llano proclamadas en 1903 como ediciones oficiales de la Santa Sede por el papa Pio X En estas ediciones emplearon una manera modernizada de notacion neumatica 15 35 36 Los modos ritmicos Editar A finales del siglo XII los compositores de la escuela de Notre Dame desarrollaron por primera vez desde la Grecia antigua una notacion que indicaba la duracion de las notas que se aplico a toda la musica polifonica hasta bien entrado el siglo XIII centuria en que fue descrita en un tratado atribuido a Johannes de Garlandia 37 En lugar de emplear la forma de las notas para indicar su duracion relativa emplearon combinaciones de grupos de notas llamados ligaduras para indicar patrones de longa nota larga o breve nota corta Existian seis patrones basicos llamados modos por Garlandia que se identificaban por un numero 37 38 39 Tambien se le aplicaron los nombres de los pies metricos del versus frances o latino troqueo yambo dactilo anapesto espondeo y tribraquio 37 La unidad basica de tiempo conocida como tempus transcrita aqui como una corchea se anotaba siempre en grupos de tres Los modos 1 y 5 eran los mas usuales y al parecer los mas antiguos El modo 4 se empleaba raras veces y es posible que se incluyera para completar el sistema 39 Por otra parte los ritmos menores se concebian como fraccionamiento fractio de los valores modales regulares y se indicaban mediante notas adicionales intercaladas en las ligaduras o mediante rombos anadidos currentes 38 En teoria una melodia compuesta en un modo determinado consistia en las repeticiones del patron terminando cada frase con un silencio Pero una melodia asi podria resultar monotona por lo que en la practica el ritmo era mas flexible 39 40 Notacion franconiana Editar Los motetes polifonicos de finales del siglo XIII eran en su mayoria silabicos es decir cada silaba requeria una nota independiente De este modo las ligaduras ya no podian emplearse para indicar el ritmo por lo que era necesaria la invencion de un nuevo sistema para la notacion de la musica 18 41 Franco de Colonia compositor y teorico codifico el nuevo sistema llamado notacion franconiana en su honor en su tratado Ars cantus mensurabilis b Por primera vez las duraciones relativas fueron consignadas por las formas de las notas 42 Existian cuatro signos 43 44 La notacion franconiana se basaba en grupos ternarios a partir de la unidad basica el tempus tres tempora constituyen una perfeccion similar a un compas de tres tiempos 18 43 44 La notacion permitia a los compositores disponer de una mayor libertad y variedad ritmica que dio un paso mas con Petrus de Cruce 1270 1300 con quien las tres voces de los motetes empezaron a progresar a velocidades bastante distintas entre si 43 45 La notacion del Ars Nova Editar Vease tambien Ars Nova La pieza Mariam matrem virginem contenida en el Llibre Vermell del Monasterio de Montserrat escrita en notacion cuadrada gregoriana del siglo XIV El introito Gaudeamus omnes escrito en neumas del siglo XIV El Ars Nova estilo musical frances inaugurado por Philippe de Vitry 1291 1361 en la decada de 1310 y continuado hasta la decada de 1370 se distingue de los estilos anteriores por la aparicion de dos innovaciones en la notacion del ritmo descritas en el tratado Ars nova de Vitry y en los tratados de Jehan des Murs La primera innovacion permitia la division doble imperfecta frente a la triple perfecta tradicional la segunda hacia posible la division de la semibreve hasta ese momento el menor valor posible de una nota en minimas 46 c El sistema resultante ofrecia nuevos tipos de compas y permitia una flexibilidad ritmica mucho mayor incluyendo por primera vez la sincopacion 46 En torno a 1340 Des Murs considero una innovacion mas los signos de mensuracion antecesores de los actuales signos de compas 18 47 El teorico flamenco Jacobo de Lieja 1260 despues de 1330 defendio arduamente el arte antiguo ars antiqua de finales del siglo XIII en su tratado Speculum musicae d contra las innovaciones recientes 48 En donde agrada de tal modo esta lascivia del canto este refinamiento excesivo por el cual como piensan algunos las palabras se pierden la armonia de las consonancias disminuye el valor de las notas cambia la perfeccion se degrada la imperfeccion es exaltada y la medida se confunde 49 En la notacion del Ars Nova las unidades de tiempo podian formar grupos de dos o tres notas con diferentes niveles de duracion lo que permitia una variedad mucho mas amplia en los ritmos que podian ser escritos La longa la breve y la semibreve podian dividirse en dos o tres notas del siguiente valor mas pequeno La division de la longa fue denominada modo modus la de la breve tiempo tempus y la de la semibreve prolacion prolatio La division era perfecta o mayor maior si era triple imperfecta o menor minor si era doble 18 50 Las cuatro combinaciones posibles de tiempo y prolacion dan lugar a cuatro compases diferentes Con el paso del tiempo el tiempo y la prolacion fueron indicados mediante una serie de signos de mensuracion un circulo para el tiempo perfecto o un circulo incompleto para el imperfecto con un punto para la prolacion mayor y sin el para la prolacion menor 18 51 En ocasiones se empleaba un sistema de seis lineas o hexagrama 52 En la notacion del Ars Nova la forma de cada nota podia indicar su duracion particular que permanecia inalterada por las notas que la rodeaban 18 51 La forma de las notas en la notacion del Ars Nova es la misma que en la notacion franconiana con el anadido de la minima En ambos sistemas las ligaduras siguieron siendo empleadas para ciertas combinaciones de longas y breves como habia sido el caso desde la notacion de Notre Dame 18 53 El siglo XV Editar En el siglo XV se siguio empleando la notacion del Ars Nova aunque se introdujeron algunas modificaciones en la grafia de las notas Asi en torno a 1425 los copistas empezaron a escribir las notas con cabezas huecas en ocasiones a esta notacion se le da el nombre de notacion blanca en lugar de rellenar cada cabeza con tinta notacion negra 46 Dicha transformacion pudo tener lugar porque en esa epoca los copistas pasaron de escribir sobre pergamino raspado sobre piel de cordero o de cabra a escribir en papel rellenar las notas negras sobre la aspera superficie del papel aumentaba el riesgo de salpicar la tinta o de que esta se corriese por el papel arruinando toda la pagina 54 Renacimiento las tablaturas EditarVease tambien Tablatura Tablatura para vihuela del libro Orphenica Lyra de Miguel de Fuenllana publicado en 1554 Los numeros en rojo en el original indican la parte vocal Transcripcion de tablatura para organo de la pieza Quem terra pontus siglo XVI Abajo el equivalente en notacion moderna Los compositores del Renacimiento anadieron valores de notas aun mas breves cada una con la mitad de duracion que la nota inmediatamente superior rellenando la cabeza de una minima para originar una semiminima y anadiendo uno o dos indicadores a la semiminima para producir la fusa y la semifusa 54 55 A finales del siglo XVI la forma romboidal de las notas en la notacion renacentista se transformo en las cabezas redondas utilizadas hoy mientras que las ligaduras cayeron en desuso Las claves eran utilizadas para acomodar la lectura a cada tesitura vocal con el objetivo de que el ambito de lectura no saliese demasiado del pentagrama Aunque las claves se emplean desde el siglo XII fue en el siglo XVI cuando se regularizo su empleo 55 La barra de compas fue anadida en el siglo XVII 54 56 En el Renacimiento tuvo lugar asimismo la aparicion de las tablaturas una manera de representar graficamente las posiciones de la mano al interpretar los distintos acordes en un instrumento de cuerda pulsada vease ejemplo al margen izquierdo como el laud o la tiorba o de teclado vease ejemplo al margen derecho Las tablaturas eran muy faciles de comprender y posibilitaban la interpretacion por parte de aficionados 57 58 Las tablaturas de organo eran reducciones practicas de las voces en una pauta y con letras o cifras Existian varios tipos de tablatura en funcion de los paises 59 Alemana que presentaba a su vez dos modalidades la antigua que se empleo entre los siglos XV y XVI y en la cual aparecian en la parte superior de seis a ocho lineas reunidas por una llave con notas mensurales mientras que en la parte inferior se incluian letras y la nueva que se utilizo entre los siglos XVI y XVIII y en la cual todas las voces se representaban con letras 59 Espanola que utilizaba notas y cifras 59 Italiana que hacia uso de notas dispuestas en sistemas de seis a ocho lineas arriba y de cinco a seis lineas abajo 59 Inglesa que empleaba notas ubicadas en dos sistemas de seis lineas 59 Francesa que usaba notas situadas en dos sistemas de cinco lineas 59 En cuanto a las tablaturas de laud estas consistian en una escritura de posiciones la tablatura representaba un sistema de seis lineas que era la imagen de las cuerdas del instrumento hallandose la mas grave situada en la parte superior correspondientemente con la posicion del diapason Las cifras situadas entre las barras de compas indicaban el traste que debia pisarse y las plicas de las notas senalaban la duracion de las mismas 59 Estas tablaturas se hicieron especialmente populares en la decada de 1600 en Inglaterra en las lute song o canciones con laud 60 e Barroco el bajo cifrado EditarVeanse tambien Bajo continuoy Bajo cifrado Tabla de interpretacion y ejecucion del bajo cifrado Ya en el Barroco tanto la celebre escuela para organo francesa como los laudistas franceses comenzaron a emplear agrements ornamentos disenados para poner de relieve las notas importantes y dar caracter a las melodias Estos se convirtieron en un elemento fundamental en la musica francesa y eran anadidos por los interpretes de manera libre e improvisada Poco despues el uso de agrements paso a la musica vocal 61 En el siglo XVII se popularizo tambien el uso del bajo continuo en italiano basso continuo sistema por el cual el compositor escribia la melodia o melodias y la linea del bajo pero dejaba a los interpretes el relleno de los acordes y voces interiores apropiadas Cuando los acordes que habian de tocarse eran distintos de las triadas comunes en su estado fundamental o era necesario anadir tonos no pertenecientes al acorde o alteraciones el compositor solia anadir cifras por encima o por debajo de las notas del bajo para indicar las notas requeridas Esta notacion se conoce como bajo cifrado 62 63 En la escritura del bajo cifrado existian algunas convenciones una nota sin cifra senalaba que debia anadirsele una tercera y una quinta cuando aparecia solo un 3 o un 4 se debia tocar tambien la quinta un 6 o un 7 implicaban ademas una tercera las alteraciones accidentales se indicaban mediante el signo correspondiente al lado de las cifras una alteracion accidental sin cifra afectaba a la tercera del acorde veanse las cifras y sus equivalencias en la tabla del margen 64 Clasicismo la consolidacion de la notacion tradicional EditarA lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII se continuo empleando la tradicional notacion de cabeza redonda sin producirse apenas innovaciones en este sentido No obstante fue un periodo en la que se fue extendiendo el empleo de signos y expresiones adicionales que indicaban la dinamica de cada pasaje Por su parte se siguio utilizando el bajo cifrado barroco en el continuo pero se fueron abandonando los agrements de la etapa anterior 3 Romanticismo el canto segun la forma de la nota EditarEn el siglo XIX siguio empleandose la notacion tradicional en la musica instrumental pero se abandonaron definitivamente practicas barrocas como la escritura de bajos cifrados motivada por el desuso en el que habian caido instrumentos como el clavicembalo desde finales del siglo XVIII por considerarlos anticuados Ademas cambiaron las texturas y formas predominantes surgio la gran orquesta y aparecio la figura del director profesional independiente de la de los interpretes 65 Paralelamente en esta etapa surgio un creciente interes por la musica antigua especialmente del Renacimiento y del Barroco En este contexto tuvo lugar el estreno de las pasiones de Johann Sebastian Bach por la Singakademie de Berlin asi como la publicacion en multitud de ediciones de piezas de canto gregoriano La Iglesia catolica promovio activamente desde mediados de siglo la composicion de una musica coral sin acompanamiento en un estilo inspirado en Palestrina Los musicos anglicanos recuperaron los clasicos de su tradicion los ortodoxos rusos renovaron su musica sacra y las iglesias afroamericanas desarrollaron sus propios estilos de musica 66 De esta manera especialmente en las iglesias protestantes estadounidenses surgio un nuevo sistema de notacion que reflejaba el nuevo estilo de musica vocal caracterizado por su sencillez y por la homofonia Los maestros de coro publicaron canciones nuevas y antiguas en colecciones como Kentucky Harmony 1816 The Southern Harmony 1835 y The Sacred Harp 1844 La tradicion de interpretacion de esta musica se conoce como shape note singing o canto segun la forma de la nota en virtud de la notacion empleada en estas colecciones en las que la forma de la cabeza de las notas indicaba las silabas de la solmisacion permitiendo asi una facil lectura a primera vista de las voces 67 Este sistema de notacion es una ingeniosa reinvencion estadounidense de las silabas introducidas en el siglo XI por Guido de Arezzo vease mas arriba La gente corriente cantaba usando estas colecciones en la iglesia y en las reuniones locales y regionales aplicaba las silabas de solmisacion la primera vez en cada cancion y las cantaba despues en todos los versiculos 68 Sin embargo el sistema de notacion segun la forma de la nota solo se empleo para la musica vocal religiosa de algunas comunidades cristianas estadounidenses En el resto de la musica producida en esa epoca se empleo la tradicional notacion redonda la usada actualmente cobrando ademas una gran importancia los signos y simbolos que indican dinamicas tempo y agogica 68 El siglo XX la notacion grafica y la indeterminacion EditarEn ese siglo comenzaron a aparecer nuevas corrientes de vanguardia en la musica que conllevaron en muchas ocasiones cambios en la notacion normalmente ligados a la experimentacion y la busqueda de la novedad asi como a la incapacidad de reflejar los nuevos efectos musicales por medio de la notacion tradicional 69 De esta manera desde los anos cincuenta surgieron distintos sistemas de notacion grafica que variaban desde una serie de simbolos similares a los usados tradicionalmente hasta sofisticadas notaciones a todo color notacion simbolica en las que la transformacion grafica es total sin referencias al sistema de notacion convencional y que en muchos casos mas buscaban sorprender visualmente que reflejar con exactitud la musica que habia de interpretarse 4 70 71 72 73 Por otra parte no existen convenciones en torno a los simbolos o signos empleados de manera que cada compositor o escuela tiene su propio sistema de notacion paralelamente al surgimiento de estas nuevas grafias han aparecido interpretes y agrupaciones musicales especializados en el estudio y la interpretacion de partituras graficas Hasta la fecha son pocos pero importantes los intentos de algunos tratadistas de clasificar metodicamente esta nueva tendencia grafica en las actuales tecnicas de composicion para fijar las bases de un metodo de nueva notacion musical 4 70 71 72 74 El compositor estadounidense John Cage fue pionero en lo que el llamo indeterminacion una tendencia segun la cual el compositor deja ciertos aspectos de la musica sin especificar Parte de esta idea la extrajo de la obra de su amigo Morton Feldman quien en piezas tales como Projection 1 para violonchelo 1950 utilizo una notacion grafica para indicar el timbre el registro y la duracion en terminos generales en lugar de especificar de manera precisa las notas y las duraciones 75 El Concierto para piano y orquesta 1957 1958 de Cage muestra sesenta y tres paginas con diversos tipos de notacion grafica pensada para ser ejecutada por los interpretes de acuerdo a las instrucciones de la partitura los sonidos exactos generados varian considerablemente de una interpretacion a otra 75 76 Otro ejemplo de Cage en el que se emplean la notacion grafica es Variations IV 1963 en el que emplea hojas de plastico transparente con lineas puntos y otros simbolos que se superponen al azar y se leen despues como notacion 77 Muchos compositores adoptaron alguna forma de la indeterminacion bajo la influencia de Cage Asi Earle Brown escribio Available Forms I 1961 para dieciocho interpretes y Available Forms II 1962 para gran orquesta en ellas los interpretes interpretan fragmentos completamente escritos en la partitura pero con cierta libertad de eleccion en los tonos en el orden y en los tempi determinados por el director de la orquesta 78 Otro ejemplo lo constituye la partitura de Klavierstucke XI f 1956 de Karlheinz Stockhausen que consiste en una unica hoja de grandes dimensiones con diecinueve fragmentos breves de musica que han de tocarse sucesivamente a medida que el ojo del interprete consigue dar con uno despues de otro Se dan indicaciones para la eleccion y el vinculo de los segmentos no es necesario tocarlos todos cualquiera puede repetirse y la pieza concluye despues de que el pianista toque cualquier segmento por tercera vez 78 Krzysztof Penderecki tambien empleo un tipo de notacion grafica en algunos pasajes de su obra Treno a las Victimas de Hiroshima 1960 78 para cincuenta y dos instrumentos de cuerda basada en texturas y procesos en la que se proporcionan escasos pulsos o valores de notas definidos y en lugar de ello mide el tiempo en segundos 79 Tambien cabe mencionar al compositor arquitecto e ingeniero griego Iannis Xenakis que fundamento su musica en conceptos matematicos En Metastaseis g 1953 1954 proporciono a cada interprete de cuerda de la orquesta una parte distinta para ser ejecutada y plasmo la musica en una serie de graficos que sugerian los sonidos resultantes 80 En el ambito de la musica electroacustica algunos artistas han creado partituras visuales para ilustrar distintas piezas que se encuadran en esta tendencia Asi el artista aleman Rainer Wehinger creo en los anos setenta una partitura para la obra Artikulation h de Gyorgy Ligeti en la que se indican ciertos aspectos poco convencionales como los altavoces activos en cada momento No obstante este tipo de partituras no buscan servir de soporte para la musica con objeto de su interpretacion posterior sino que mas bien tratan de reflejar una pieza ya creada 76 i En el siglo XXI han surgido compositores que se han mostrado favorables al empleo de este tipo de notaciones de caracter grafico En el contexto actual cabe aludir a los compositores espanoles Manuel Castillo Jesus Villa Rojo y Ramon Roldan que hacen uso de sistemas de notacion basados en la sugerencia por medio de la cual buscan conferir al interprete un papel mas importante en el resultado musical final 69 72 76 Notas y referencias Editar El texto del Epitafio de Seikilos consiste en una exaltacion de la vida y del disfrute Su traduccion al espanol es la siguiente Mientras vivas permanece alegre Que nada te perturbe La vida es en verdad demasiado breve y el tiempo se cobra su tributo Vease Grout p 37 En latin El arte del canto mensurable circa 1280 El termino minima significa la mas pequena en latin Vease Grout p 154 En latin El espejo de la musica Vease Grout pags 149 150 Las lute song o canciones con laud eran canciones a solo con acompanamiento genero prominente en la musica inglesa de principios del siglo XVII Vease Grout p 307 En espanol Pieza para piano XI Escrito en griego metastaseis en espanol Metastasis En espanol Articulacion Para escuchar Artikulation y contemplar la partitura disenada por Wehinger vease este enlace Referencias Editar a b Vease Grout a b c Vease Machabey a b Ulrich p 67 a b c Bennett pags 198 199 notacion Grout p 37 a b c d e f g h i j Arinero Carreno 2009 p 12 a b c d Ulrich p 175 Grout p 28 Grout p 38 a b c d Ulrich p 183 a b Grout p 51 a b c d e Bennett pags 196 197 neuma a b c d e f g h i Arinero Carreno 2009 p 60 Grout p 52 a b c d e Vease Massaro Grout p 283 Vease Brou a b c d e f g h i j Vease Parrish Ulrich p 187 a b c d e f Grout p 54 a b c d Ulrich p 115 a b c d e f Arinero Carreno 2009 p 61 Vease Lopez Albert a b c d Vease Agustoni a b Vease Medina a b The muslim influence on musical theory Muslim Heritage en ingles Grout p 53 Laborde y Roussier 1780 Farmer 1988 pp 72 82 Miller 1973 pp 239 245 Transcriptions in western notation Coptic Heritage Ulrich pags 115 y 187 Grout pags 54 55 Arinero Carreno 2009 p 65 Grout p 55 Vease Monumenta a b c Arinero Carreno 2009 p 108 a b Ulrich p 203 a b c Grout p 120 Vease Busse Berger Grout p 134 Grout pags 134 135 a b c Vease De Colonia a b Grout p 135 Grout p 138 a b c Ulrich p 233 Grout p 149 Grout pags 149 150 De Speculum musicae 1325 libro 7 capitulo 48 p 277 Grout p 154 a b Grout p 155 Ulrich p 221 Grout pags 155 156 a b c Grout p 156 a b Arinero Carreno 2009 p 124 Vease Colette Bennett p 296 tablatura Grout p 1102 tablatura a b c d e f g Ulrich p 261 Grout p 307 Grout pags 425 y 1067 agrement Bennett p 29 bajo cifrado pags 76 77 continuo Grout pags 352 y 1069 bajo cifrado y bajo continuo Bennett p 29 bajo cifrado Garcia Asensio introduccion Grout p 736 Grout pags 737 y 1099 1100 a b Grout p 737 a b Roldan p 100 a b Lanza pags 133 139 notacion y grafismo a b Llacer Pla pags 145 146 a b c Vease Locatelli De Pedro p 150 De Pedro p 97 a b Grout p 1030 a b c Bennett pags 136 137 grafica partitura Grout pags 1030 1031 a b c Grout p 1031 Grout pags 1026 1027 Grout p 1025Bibliografia EditarBibliografia utilizada Editar Agustoni Luigi Goschl Johannes Berchmans 1969 Le Chant Gregorien Roma Herder Arinero Carreno Maria Dolores 2009 Apuntes de historia de la musica desde la Antiguedad hasta el Renacimiento Granada Bennett Roy 2003 Lexico de musica Traduccion de Barbara Zitman Madrid Akal ISBN 84 460 1129 8 Brou Louis Vives Jose 1953 Antifonario visigotico mozarabe de la catedral de Leon Edicion facsimil Madrid Centro de Estudios e Investigacion San Isidoro Busse Berger Anna Maria 1993 Mensuration and proportion signs Origin and evolution Oxford Clarendon Press Colette Marie Noelle Popin Marielle Vendrix Philippe 2003 Histoire de la notation du Moyen Age a la Renaissance Minerve Centre d Etudes Superieures de la Renaissance De Colonia Franco 1988 Tratado de canto mensural Edicion de Angel Medina Oviedo Universidad de Oviedo De Pedro Dionisio 1993 Manual de formas musicales Madrid Grupo Real Musical Farmer Henry George 1988 Historical facts for the arabian musical influence Ayer Publishing ISBN 0 405 08496 X OCLC 220811631 Garcia Asensio Enrique 2010 Direccion musical segun la tecnica del maestro Sergiu Celibidache Granada Grout Donald J Burkholder J Peter Palisca Claude V 2008 Historia de la musica occidental Traduccion de Gabriel Menendez Torrellas septima edicion Madrid Alianza Editorial ISBN 978 84 206 9145 9 Laborde Jean Benjamin Roussier Pierre Joseph 1780 Essai sur la musique ancienne et moderne Paris Ph D Pierres et se vend chez E Onfroy Lanza Andrea 1986 El siglo XX parte 2 Madrid Turner Musica ISBN 84 7506 186 9 Llacer Pla Francisco 1982 Guia analitica de formas musicales Madrid Grupo Real Musical ISBN 978 84 38700 67 9 Locatelli de Pergamo Ana Maria 1973 La notacion de la musica contemporanea Buenos Aires Ricordi Americana Lopez Albert Isabel 2000 Notaciones hispanicas en Diccionario de la Musica espanola e hispanoamericana Madrid SGAE Machabey Armand 1971 La notation musicale Paris PUF Massaro M N 1979 La scrittura musicale antica Guida alla transcrizione dal canto gregoriano alla musica strumentale del XVI secoli Padua Medina Angel 1991 Laminas de paleografia musical siglos IX XIII Oviedo Universidad de Oviedo Miller Samuel D 1973 Guido d Arezzo medieval musician and educator Journal of Research in Music Education The National Association for Music Education 21 3 JSTOR 3345093 doi 10 2307 3345093 Monumenta Paleografica Gregoriana Edicion de Munsterschwarzach 1986 y ss Parrish Carl 1958 The notation of medieval music Nueva York Norton and Company Roldan Saminan Ramon Garcia Garcia Juan Vicente Iglesias Gonzalez Joaquin Iglesias Gonzalez Jose Robles Ojeda Gabriel 1999 Lenguaje Musical Melodico VI primera edicion Malaga Ediciones si bemol S L ISBN 84 95262 13 4 Ulrich Michels 2007 Atlas de musica En dos volumenes Madrid Alianza Atlas West Martin L 1993 1994 The Babylonian Musical Notation and the Hurrian Melodic Texts en Music and Letters 125 Bibliografia adicional Editar Cole Hugo 1974 Sounds and signs aspects of musical notation Oxford Universidad de Oxford Oxford University Press Costa Vicent Ramon 1979 Historia y semantica de la notacion musical europea Hasta el siglo XVI Barcelona Conservatorio Superior Municipal de Musica de Barcelona De Pedro Dionisio 2004 Teoria completa de la musica En dos volumenes tercera edicion Madrid Grupo Real Musical ISBN 84 387 0327 5 Gasperini Guido 2010 Storia della semiografia musicale Origine e sviluppo della scrittura musicale nelle varie epoche e ne vari paesi Coleccion Reprint Antichi Manuali Hoepli n º 123 Milan Cisalpino Goliardica Gerbert Martin 1784 reediciones 1931 y 1963 Scriptores ecclesiastici de musica Tres volumenes Milan St Blasien Grier James 1996 The Critical Editing of Music History method and practice 125 Cambridge Cambridge University Press Landels John G 1999 Music in Ancient Greece and Rome Londres Routledge Rastall Richard 1983 The notation of Western Music Londres Dent and Sons West Martin L Pohlmann Egert 2001 Documents of Ancient Greek Music The Extant Melodies and Fragments Oxford Clarendon Datos Q2201596Obtenido de https es wikipedia org w index php title Historia de la notacion en la musica occidental amp oldid 136620733, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos