fbpx
Wikipedia

Pintura contemporánea

Pintura contemporánea es un término de la historiografía del arte utilizado de forma muy ambigua en la bibliografía, las instituciones y el mercado de arte, como ocurre con los de arte contemporáneo, escultura contemporánea o arquitectura contemporánea.

Castillo de Norham, de Joseph Mallord William Turner.

Puede referirse a la pintura de la Edad Contemporánea, o limitarse a la del siglo xx, o al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945). Para mayor confusión, se utiliza también muy extensamente el concepto de pintura moderna, tanto en oposición como en identificación con él.[1]

Siglo XIX

Final del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX

 
La romería de San Isidro, una de las pinturas negras de Francisco de Goya.

La trayectoria estilística de Goya incluye la pintura de interiores rococó, el academicismo neoclásico y el prerromanticismo. Alcanzó un extraordinario éxito como pintor de corte. Con sus dos grandes lienzos El dos de mayo y El tres de mayo inaugura la pintura de historia del siglo XIX. Sus series de grabados supusieron innovaciones técnicas, estilísticas y temáticas de gran proyección posterior. Se le considera el precedente del expresionismo y las vanguardias del siglo XX, especialmente por las pinturas negras.[2]

Neoclasicismo y academicismo

Desde el siglo XVII, con la aparición de las academias, se fueron estableciendo los cánones del clasicismo pictórico, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con la Ilustración, que llegan a establecerse como convenciones impuestas a la práctica del oficio en la totalidad del ámbito cultural europeo occidental. Simultáneamente aparecen la crítica y la historiografía del arte como actividades definitorias del gusto artístico dominante, cuyo seguimiento se fomenta entre los pintores a través de la enseñanza, de los encargos institucionales y privados, y de la convocatoria de exhibiciones, certámenes o salones artísticos como el Salon de peinture et de sculpture o Salon de Paris ("Salón de pintura y de escultura" o "Salón de París", desde 1725).

La figura de Jacques-Louis David, testigo de excepción de los cambios políticos y sociales de la Revolución francesa preside el tránsito del siglo XVIII al XIX, al que siguieron otros pintores franceses, como François Gérard. La cumbre del estilo, a mediados del siglo XIX, fue Jean Auguste Dominique Ingres; ya en presencia de la irrupción de los nuevos estilos antiacadémicos. No obstante, la mayor parte de la producción pictórica de la segunda mitad del siglo XIX e incluso del siglo XX, conviviendo con su absoluta negación, que representaron las vanguardias, siguió siendo la pintura academicista de tradición neoclásica, cuyos seguidores, a pesar del éxito institucional que vivieron en sus días o de su objetiva calidad, han pasado a ocupar un espacio marginal en museos y manuales (John Singer Sargent, Jean-Joseph Weerts, Jean-Léon Gérôme, William-Adolphe Bouguereau, Jean-Louis-Ernest Meissonier, Paul Baudry, Alexandre Cabanel, Franz Xaver Winterhalter).

La pintura inglesa de finales del XVIII y principios del XIX tuvo como principales figuras académicas a sir Joshua Reynolds (que definió el concepto grand manner -"manera grandiosa" o "espléndido estilo"-),[3]Thomas Gainsborough o Thomas Lawrence; además de dos extraordinarios paisajistas que evolucionaron hacia una concepción más identificable con el romanticismo pictórico: J. M. W. Turner y John Constable.

Por comparación con la gigantesca figura de Goya, la pintura neoclásica española de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX ha sido habitualmente minusvalorada, pero contó con pintores de la talla de Anton Raphael Mengs, que en su época era considerada la máxima autoridad académica a nivel europeo, Paret, Meléndez o Vicente López, el discípulo de Goya autor de su más famoso retrato. El academicismo pictórico presidió la totalidad del siglo XIX a través de los géneros de más demanda institucional en España: el retrato y la pintura de historia.

Romanticismo

 
Abadía en el bosque, de Caspar David Friedrich (romanticismo).

El prerromanticismo convivió con el neoclasicismo en las décadas finales del siglo XVIII. No solamente se manifestó en la pintura anticipadora de Goya, sino en la de William Blake, Johann Heinrich Füssli o Giovanni Battista Piranesi. En el ámbito de la especulación teórica, el romanticismo incluyó una redefinición del concepto de belleza, y en concreto la aparición de un nuevo concepto: el de lo sublime, la belleza terrible y sobrecogedora propia de los elementos desatados y de la naturaleza en estado salvaje, ajena a la serenidad estética del neoclasicismo, y que encontrará plasmación pictórica en los paisajes de Caspar David Friedrich y de Turner. Es muy significativa una anécdota que enfrentó a Turner con su coetáneo Constable. Éste, quejándose del atrevimiento de su competidor, que había añadido una impactante pincelada de minio en mitad de su cuadro después de haberse colgado al lado del suyo propio en la exposición de la Royal Academy (1817), resumió perfectamente el impacto de la nueva Archivo: [veo que] ha estado aquí, [porque] ha disparado su arma.[4]

En los salones franceses monopolizados por el academicismo, la exhibición de La balsa de la Medusa de Gericault (1819) supuso un escándalo de mucho mayores dimensiones. Frente a los demás cuadros, equilibrados y convencionales, mostraba cadáveres descompuestos en un primer plano, contrastaba gestos de desesperación y entusiasmo de un abigarrado grupo de personajes que dan la espalda al espectador (ajenos al decorum[5]​ que se pretendía de las representaciones heroicas), y evidenciaba la pequeñez de la humanidad frente a un entorno natural hostil. En el contexto de la revolución de 1830, la alianza de la libertad del arte con la libertad política quedó plasmada en La libertad guiando al pueblo, de Delacroix.

Grupos de pintores alemanes e italianos, los denominados nazarenos y puristas, pretendieron encontrar la belleza originaria de la pintura en la simplicidad formal y la renuncia a todo artificio, preludiando movimientos posteriores.

Segunda mitad del siglo XIX

Precedidos por Courbet, considerado por algunos como iniciador de la pintura independiente, dos pintores franceses cubren la segunda mitad del siglo XIX, pasando por todos los movimientos rupturistas y haciendo de "maestros de pintores": Édouard Manet y Paul Cézanne, cuya identificación con realismo o impresionismo no pasa de ser una etiqueta historiográfica que no cubre la totalidad de sus amplias y complejas trayectorias.

Realismo

El romanticismo ya había plasmado en la pintura el protagonismo histórico de las masas (visible en Goya y Delacroix), pero Courbet no necesitó para ello emplear temas heroicos, sino cotidianos, traspasando los límites de la obscenidad. Técnicamente, encontró recursos expresivos en la pincelada gruesa, el aspecto inconcluso y la composición poco convencional, con encuadres abruptos, que provocaban rechazo. Buscando una total libertad artística, renunció expresamente a transigir con el gusto dominante y expuso por su cuenta, de forma independiente, su provocativo El taller del pintor a las puertas del Salon de Paris de 1855, apoyado por un grupo intelectual en el que se hallaban Charles Baudelaire, Pierre Proudhon y el crítico Jules Champfleury. Entre los pintores que se asocian al movimiento estuvieron el dibujante satírico Daumier y el paisajista Jean-François Millet, procedente de la Escuela de Barbizon (Théodore Rousseau, Corot, quienes previamente habían renovado el paisajismo influidos por una exposición de Constable en París). También estuvo presente el estadounidense Whistler, que se terminó distanciando de Courbet, entre otras cosas, por el atrevimiento del francés en la forma de retratar a una modelo de la que ambos eran amantes (El origen del mundo, 1866).[6]

Simultáneamente, en Inglaterra se desarrollaba la pintura victoriana. El academicismo dominante fue desafiado por las teorías artísticas de John Ruskin, que defendía la superioridad de los modernos frente a los antiguos (comparando a Turner con las convenciones vigentes desde el renacimiento al neoclasicismo). Se abrieron paso nuevos movimientos de renovación pictórica, especialmente el liderado por Ford Madox Brown y la Hermandad Pre-Rafaelita (Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, William Holman Hunt), que pretendía recuperar la pureza primitiva de la pintura anterior al siglo XVI. La sensación de pérdida de los valores de la obra artesana bien hecha frente a la producción industrial masificada llevó al movimiento arts and crafts (William Morris, Edward Burne-Jones). Ya a finales de siglo, la escuela de Newlyn se especializó en la representación de escenas marineras.

Otras escuelas nacionales fueron desarrollando producciones pictóricas con mayor o menor grado de utilización de recursos poco académicos, difundidos por el plenairismo (au plen air, pintura directa en el exterior, que estimula una menor preocupación por el acabado que por el reflejo de las sensaciones visuales y la luz cambiante, imponiendo la pincelada suelta y distintas texturas) y que muy a menudo se etiquetan como precedentes del impresionismo, a pesar de ser más propiamente realistas,[7]​ como los macchiaioli italianos (Giovanni Fattori, Giuseppe Abbati, Silvestro Lega, Telemaco Signorini), los peredvizhniki rusos (Iliá Repin), pintores alemanes (Adolph von Menzel, Wilhelm Leibl, Max Liebermann, Franz von Lenbach, Hans Thoma), españoles (Mariano Fortuny, Federico de Madrazo, Eduardo Rosales, Carlos de Haes, Antonio Gisbert, Casado del Alisal, Martí Alsina), escandinavos (pintores de Skagen), estadounidenses (escuela del río Hudson) o australianos (escuela de Heidelberg).

No obstante, la mayor parte de la producción pictórica, incluida la mayor parte de la de muchos pintores citados, respondía a criterios convencionales y coincidentes con el gusto burgués dominante, lo que les garantizaba su éxito de mercado (retrato pictórico, preciosismo en los acabados y costumbrismo de las escenas de género -Vicente Palmaroli-, pintura de historia institucional y reconstrucciones historicistas -Lawrence Alma-Tadema-), aunque retrospectivamente se califiquen incluso de gusto vulgar o kitsch (art pompier).

Impresionismo

El Déjeuner sur l'Herbe y la Olympia de Édouard Manet causaron el Salon des Refusés de 1863 ("Salón de los rechazados") un escándalo similar al que consiguió el Taller de Courbet una década antes. A pesar de su evidente continuidad con el realismo, son considerados el precedente más directo de la gran renovación pictórica del último cuarto del siglo, que en estos cuadros aún no estaba presente.

La técnica impresionista fue un innovador concepto en la utilización de la luz y el color: su disposición en el lienzo a través de pinceladas sueltas de colores puros, que no se mezclan en la paleta del pintor sino en la retina del espectador, acentuando los contrastes por la oposición de los complementarios, y buscando los efectos de vibración y luz reflejada. Tal innovación fue obra de un grupo de pintores franceses (Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Frédéric Bazille, Berthe Morisot) que fue bautizado como impresionistas por el título que Monet dio a uno de sus cuadros (Impression, soleil levant -"Impresión, sol naciente"-) en la primera de las exposiciones de la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs ("Sociedad anónima de artistas pintores, escultores y grabadores", 15 de abril de 1874).

 
Le Bassin aux nymphéas, harmonie verte, de Claude Monet (impresionismo).

Su impacto en el resto del mundo es un tema debatido, puesto que, aunque la difusión de los nuevos conceptos es innegable (aplicados en Alemania por Lovis Corinth, Max Liebermann o Max Slevogt, en Austria-Hungría por László Mednyánszky, en el Imperio Ruso por Konstantin Korovin, Valentin Serov o el polaco Władysław Podkowiński, en Estados Unidos por William Merritt Chase o Mary Cassatt, en el Reino Unido por Walter Richard Sickert o Philip Wilson Steer), también se ha exagerado la identificación como impresionistas de muchos pintores, para los que alternativamente se utilizan también otras etiquetas ambiguas, como la del luminismo (utilizada para designar a estadounidenses como George Caleb Bingham, John Frederick Kensett o Albert Bierstadt, a belgas como Emile Claus, Gustave De Smet, Frits Van den Berghe o Constant Permeke, o a españoles como Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo, Teodoro Andreu, Francisco Benítez Mellado o Vicente Castell), que a veces es relegada a la condición de "pseudo-impresionismo".[8]

Postimpresionismo

Los últimos años del siglo XIX (el fin de siécle) y el comienzo del siglo XX son un periodo de gran agitación intelectual en el que se derrumban los paradigmas científicos (revolución relativista, revolución neuronal, revolución freudiana, etc.)

Desde 1884 se venía celebrando el Salon des Indépendants ("Salón de los independientes") gestionado por la Société des Artistes Indépendants fundada, entre otros, por Albert Dubois-Pillet, Odilon Redon, Georges Seurat y Paul Signac, bajo el lema Sans jury ni récompense ("Sin jurado ni recompensa"). Después de las ocho exposiciones impresionistas (la última, en mayo y junio de 1886), las innovaciones conceptuales que escandalizaban pocos años atrás (y que seguirían siendo explotadas por muchos años más) habían pasado a ser caminos poco estimulantes para los pintores más inquietos, que las encontraban insuficientes para sus necesidades expresivas.

Uno de los más veteranos impresionistas, Paul Cézanne, sin renunciar al color y la luz, encontró ese camino en la simplificación de volúmenes en cuerpos geométricos (esferas, cilindros, conos -pretendía "conquistar París con una manzana"-);[9]Henri de Toulouse-Lautrec en la recuperación del dibujo, extremado en gruesas líneas para el contorno de las figuras; Vincent Van Gogh en la pincelada gestual, prolongada en giros y espirales; Paul Gaugin en la extensión de las superficies planas de colores homogéneos (cloisonné). Buena parte de estos nuevos enfoques tenían explícitas influencias del exótico arte japonés (japonismo), cuyas convenciones tradicionales, bien distintas de las de la pintura occidental, se convertían en alternativas inéditas cuando se aplicaban con los criterios rupturistas de estos pintores.

Los que optaron por una profundización conceptual en el significado de lo representado, frente al que se establecen conexiones misteriosas u ocultas, han sido etiquetados como simbolistas (Odilon Redon, Puvis de Chavannes), denominación ambigua que también se aplica a Gaugin o Van Gogh.

 
Une baignade à Asnières ("Un baño en Asnières"), de Georges-Pierre Seurat (puntillismo).

El neoimpresionismo (denominado alternativamente como puntillismo y divisionismo, con distintas implicaciones) de Georges Seurat y Paul Signac planteaba llevar la técnica del impresionismo a su extremo, reduciendo la aplicación de los pigmentos puros a puntos, que observados en la distancia componían las imágenes con un efecto impactante.

Se crearon nuevos y múltiples colectivos de artistas con distintos y a menudo opuestos criterios, que en algún caso (como la fallida comunidad que intentó crear Van Gogh en Arlés) respondían a la necesidad de salir del ambiente de París: escuela de Pont-Aven (Gaugin, Louis Anquetin, Émile Bernard, Charles Laval, Émile Schuffenecker, Paul Sérusier, Maxime Maufra), bande noire ("banda negra", denominados nubians por sus tonos sombríos y naturalistas por su temática social, liderados por Charles Cottet, o los nabis ("profetas", que experimentaron con el uso del color, liderados por Sérusier -Félix Vallotton, Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, Maurice Denis-), les vingtistes ("los veintistas", grupo belga que funcionó entre 1883 y 1893 -James Ensor, Théo van Rysselberghe, Fernand Khnopff-, con el que se relacionó el español Darío de Regoyos).[10]

"Art Nouveau", "Sezession" o Modernismo

 
Sirenas, de Gustav Klimt (modernismo).

En contraposición tanto al academicismo como al impresionismo, los pintores identificados con las etiquetas modernista (en España, especialmente el modernismo catalán: Ramón Casas, Santiago Rusiñol, José María Sert -no debe confundirse con la utilización del término inglés modernism, identificable con "vanguardismo" o "arte moderno"-), jugendstil (Alemania y Austria-Hungría, donde se asocia a la sezession vienesa o berlinesa: Gustav Klimt, Egon Schiele, Max Klinger, Alfons Mucha), o la más extendida de art nouveau (en Francia, Bélgica y otros países: Henri Evenepoel, Theodore van Rysselberghe, Theophile Alexandre Steinlen, Jules Cheret, Leonetto Cappiello, Jan Toorop, Franz von Stuck), abandonaron los temas cotidianos por los contenidos simbólicos y conceptuales, entre los que destacaba la mujer, con un tratamiento erótico que llega hasta la perversión (un movimiento simultáneo, muy relacionado, se denomina decadentismo -Félicien Rops, Gustave Moreau, Odilon Redon-). Técnicamente se insistía en la pureza de la línea (lo que daba a la pintura un carácter fuertemente bidimensional) y la expresividad del dibujo (se ha considerado precedente del expresionismo posterior), ambas cosas ya presentes en autores postimpresionistas, especialmente en Toulouse-Lautrec. Las formas orgánicas (especialmente vegetales: flores, hojas y tallos curvilíneos y retorcidos), ya presentes en movimientos ingleses anteriores (prerrafaelismo y arts and crafts), se convierten en un leit motiv paralelo a las formas decorativas de las artes gráficas, con las que están estrechamente identificadas (cartelismo, reproducción litográfica). El formato preferido era mucho más alargado o apaisado que el tradicional (determinado por la razón áurea).[11]

El hito fundacional del estilo fue la impactante aparición en las calles de París de los carteles litográficos publicitarios de Alfons Mucha para la actriz Sarah Bernhardt (Gismonda, 1 de enero de 1895), por lo que inicialmente se le llamaba estilo Mucha.[12]​ La asociación del movimiento con los valores dinámicos de la vida cotidiana de la modernidad, la sociedad de consumo de masas, los nuevos medios de comunicación y la publicidad fue evidente hasta en las diferentes denominaciones que fue recibiendo espontáneamente en cada lugar: en Londres, liberty (por la tienda Liberty & Co.),[13]​ en Múnich jugendstil (por la revista Jugend -"juventud"-).

Simbolismo

La pintura simbolista fue una de las principales manifestaciones artísticas del simbolismo, un movimiento cultural surgido a finales del siglo XIX en Francia y que se desarrolló por diversos países europeos. El inicio de esta corriente se dio en poesía, especialmente gracias al impacto de Las flores del mal de Charles Baudelaire (1868), que influyó poderosamente en una generación de jóvenes poetas entre los que destacan Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé y Arthur Rimbaud. El término «simbolismo» fue acuñado por Jean Moréas en un manifiesto literario publicado en Le Figaro en 1886. Las premisas estéticas del simbolismo pasaron de la poesía a otras artes, especialmente la pintura, la escultura, la música y el teatro. La cronología de este estilo es difícil de establecer: el punto álgido se encuentra entre 1885 y 1905, pero ya desde los años 1860 había obras que apuntaban al simbolismo, mientras que su culminación puede establecerse en el inicio de la Primera Guerra Mundial.

En pintura, el simbolismo fue un estilo de corte fantástico y onírico que surgió como reacción al naturalismo de la corriente realista e impresionista, frente a cuya objetividad y descripción detallada de la realidad opusieron la subjetividad y la plasmación de lo oculto y lo irracional; frente a la representación, la evocación o la sugerencia. Así como en poesía el ritmo de las palabras servía para expresar un significado trascendente, en pintura se buscó la forma de que el color y la línea expresasen ideas.

Siglo XX

Son innumerables las tendencias y subtendencias de la pintura del siglo XX. En general, suelen estudiarse en relación con los acontecimientos políticos y sociales de la época, diferenciándose entre las vanguardias históricas anteriores a la primera guerra mundial (fovismo, cubismo, futurismo, expresionismo) y las del período de entreguerras (constructivismo, dadá, surrealismo, Bauhaus, Art Decó, muralismo mexicano). Más problemática es la relación con las vanguardias estéticas de movimientos como el realismo socialista, el arte fascista, el arte nazi o el arte del franquismo.

 
Goebbels en la exposición Entartete kunst de 1937, el denominado "arte degenerado" que los nazis habían decidido suprimir. Los dos cuadros que aparecen son de Emil Nolde. Véase arte nazi.

La segunda guerra mundial marca la ruptura época con el traslado del centro de la actividad artística de Europa (sobre todo París -Escuela de París-) a Estados Unidos (Nueva York). Pintores estadounidenses protagonizaron los nuevos movimientos también calificados como vanguardistas, como Jackson Pollock (action painting, la denominada Escuela de Nueva York -expresionismo abstracto-) y Andy Warhol (Pop Art).

El último período del siglo XX, que puede considerarse iniciado con la muerte de Picasso, que coincide con el final de la Guerra de Vietnam (1973), ha sido identificado con términos como deconstrucción, postmodernidad o transvanguardia.

Vanguardias históricas

Hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Las denominadas "vanguardias históricas" son las que surgieron en los primeros años del siglo XX, tras un fin de siècle dominado por el modernismo y el simbolismo. Una belle époque en la que la amenaza de la guerra era cada vez más perturbadora (paz armada).

Fauvismo

Los fauves ("fieras"), siguiendo el precedente de los nabis de 1888, usaban el color de forma arbitraria, abstrayéndolo de la objetividad visual y poniéndolo en relación con su propia subjetividad, estuviera relacionada con alguna justificación formal o con cualquier necesidad expresiva (cuya justificación dejaba por tanto de ser necesaria). El grupo recibió su denominación por el escándalo que suscitaron en el Salon d'Automne de 1905 (Henri Matisse, André Derain, Albert Marquet, Charles Camoin, Louis Valtat, Henri Evenepoel -belga-, Maurice Marinot, Jean Puy, Maurice de Vlaminck, Henri Manguin, Raoul Dufy, Othon Friesz, Georges Rouault, Kees van Dongen -holandés-, Alice Bailly -suizo- y Georges Braque -que a los pocos años inició con Picasso el cubismo-).

Expresionismo, "Die Brücke"
 
El grito de Edvard Munch, se encuentra rodeado de medidas de seguridad en el Museo Munch de Oslo, tras ser recuperado de su segundo robo. El robo de pintura contemporánea ha sido una constante vinculada a su valoración económica.[14]

El expresionismo, del que es un cercano precedente El grito (del noruego Edvard Munch, 1893), fue un movimiento pictórico gestado en Alemania en torno al grupo Die Brücke (1905, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde).

Cubismo y Futurismo
 
Bodegón con botella de Burdeos, de Juan Gris (cubismo).

El cubismo de Pablo Picasso (Las señoritas de Aviñón, 1907), Georges Braque, Fernand Léger, Juan Gris o María Blanchard, representaba las figuras a través del desdoblamiento de los planos que componen su superficie y técnicas innovadoras, como el uso del collage que añade todo tipo de materiales a la materia pictórica. Se ha señalado la influencia en el cubismo de los volúmenes de Cezanne; aunque también del primitivismo buscado en las máscaras africanas y en la pintura románica.

El futurismo de Boccioni y otros pintores italianos, en torno al poeta Marinetti (Manifiesto futurista, 1909), también pretendía aproximarse a una realidad visual más profunda, pero evocando el movimiento y la velocidad, multiplicando la representación sucesiva de la misma figura, con lo que obtenía efectos visuales hasta cierto punto similares a los del cubismo. El Desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp (1912), que fue rechazado por los cubistas cuando fue presentado en el Salon des Indépendants de ese año presentaba características de ambos estilos. Su exposición en el Armory Show de Nueva York (1913) fue ampliamente ridiculizada en la prensa, y contribuyó de forma notable a la difusión de las vanguardias.[15]

Frente a la mayor pervivencia del expresionismo, que no solo sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, sino que intensificó con ella su caudal de agresividad temática; cubismo y futurismo tuvieron una vida corta, aunque muy fructífera. Con gran rapidez dieron origen a una gran variedad de movimientos pictóricos, igualmente efímeros, que en algún caso se consideran precedentes de la abstracción, como el purismo (Amédée Ozenfant), el orfismo (Robert Delaunay y František Kupka), el vorticismo británico (Wyndham Lewis, Edward Wadsworth), el rayonismo ruso (Miguel Larionov y Natalia Goncharova), el sincromismo estadounidense (Stanton MacDonald-Wright y Morgan Russell), el neocubismo español (Daniel Vázquez Díaz y Pancho Cossío), etc.

 
Modigliani, Picasso y André Salmon, protagonistas de las denominadas "vanguardias históricas" en París, 1916.

Periodo de entreguerras (1918-1939)

En este periodo continuaron desarrollándose las vanguardias históricas de la etapa anterior, y surgieron otras nuevas, en una sucesión frenética de etiquetas y manifiestos. La adscripción de cada pintor a un solo movimiento es en sí misma un error, dada la fluidez de contactos entre ellos y la evolución personal de cada uno; siendo el caso más evidente el de Picasso, que pasó por todos. Otros, como Balthus, negaron explícitamente que los pintores y su pintura debieran ser objeto de clasificación o comentario, sino solo de contemplación.[16]

Expresionismo, Nueva Objetividad y "Der Blaue Reiter"

El expresionismo fue la corriente predominante en los países nórdicos y Europa central, y se pueden asociar a ella muchos pintores de todas las nacionalidades (Amadeo Modigliani, Chaïm Soutine, José Gutiérrez Solana). Hasta tres generaciones de expresionistas desarrollaron una pintura representativa y comprometida con la realidad; en algún caso planteándose explícitamente como una reacción contra el propio expresionismo: la Neue Sachlichkeit ("Nueva objetividad", Christian Schad, Otto Dix, George Grosz, Oskar Kokoschka). Un movimiento de la segunda generación expresionista, Der Blaue Reiter ("El jinete azul", Vasily Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc, August Macke) derivó hacia la pintura abstracta al entender que solo era posible representar el interior del ser y el pensamiento a través de formas no figurativas (abstracción lírica).

Constructivismo, "De Stijl", Suprematismo
 
Composition IX: jugadores de cartas, de Theo van Doesburg.

El neoplasticismo o constructivismo holandés, del grupo De Stijl ("El estilo", 1917, Piet Mondrian, Theo van Doesburg), desarrolló una abstracción geométrica. La Revolución rusa de 1917 tuvo también una expresión artística inmediata en movimientos pictóricos de vanguardia como el suprematismo y el constructivismo soviético (Rodchenko y Malévich), antes de establecerse el realismo socialista.

Dadá y Surrealismo

El movimiento dadá (palabra elegida al azar) fundado en Zúrich en 1916, implicó a pintores franceses, alemanes y estadounidenses Hans Arp, Francis Picabia, Max Ernst, Man Ray). Inauguró un interés por la fantasía, lo irracional, lo extravagante y lo onírico; que el grupo surrealista (manifiesto de 1924) teorizó influenciado por el psicoanálisis y los cambios de paradigma científico (teoría de la relatividad y mecánica cuántica). Hubo precursores, como Henri Rousseau o Marc Chagall. Dentro de las manifestaciones pictóricas surrealistas se diferenciaron los surrealistas abstractos como Joan Miró o Yves Tanguy y los figurativos como René Magritte o Salvador Dalí. Fuera del grupo, pero con estrecha relación estética, estaban la pintura metafísica de Giorgio de Chirico o la obra de Marcel Duchamp que, mediante la descontextualización, convertía objetos reales de la vida diaria en formas puramente artísticas.

 
Salvador Dalí y Man Ray, dos miembros del grupo surrealista en París, 1934.
Bauhaus y "Art Decó"

El establecimiento de la Bauhaus, dirigida por los arquitectos Gropius y Mies Van der Rohe, tuvo un poderoso impacto en todas las artes plásticas, incluyendo una escuela de pintura a la que estuvieron asociados Lyonel Feininger, Johannes Itten, Vasili Kandinsky, Paul Klee, Gerhard Marcks, Laszlo Moholy-Nagy, Georg Muche, Oskar Schlemmer y Lothar Schreyer.

Otro movimiento inicialmente arquitectónico y de diseño, el art déco, también tuvo una vertiente pictórica importante (Tamara de Lempicka).

Pintura de los totalitarismos o las dictaduras

A pesar de su identificación inicial con las vanguardias, el arte de las dictaduras o de los totalitarismos (comunismo soviético -realismo socialista-, fascismo italiano, nazismo alemán -blut und boden, "sangre y suelo"-, franquismo español, movimientos parafascistas rumanos) se recondujo por razones ideológicas y propagandísticas hacia el conservadurismo estético, convergente en términos formales a pesar de la extrema oposición ideológica (por razones idénticas aunque originadas en presupuestos distintos), que exaltaba los valores populares contra los de la intelectualidad elitista, que se calificaban, dependiendo de la terminología empleada en cada caso, de desviacionistas (уклонизма -uklonizma-), burgueses, degenerados (entartete), antiespañoles, etc.[cita requerida]

Muralismo mexicano

En un ambiente de mayor libertad expresiva y política, aunque conectado con los presupuestos ideológicos del realismo socialista, se desarrolló el muralismo mexicano, muy implicado en las luchas entre las distintas facciones, que llegó a una extrema violencia durante la presencia de Trotsky en México (Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros).

Años centrales del siglo XX

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el centro del mundo pictórico se traslada de París a Nueva York. Allí surgió la corriente del expresionismo abstracto (Jackson Pollock, action painting -pintura de acción-), en el marco de las tendencias informalistas y matéricas que se cultivaron también en Europa, como el tachismo (abstracción sígnico-lírica, art autre) y la pintura abstracta española que desarrollaron los grupos Dau al Set (Barcelona, Antoni Tàpies) y El Paso (Madrid, Antonio Saura); además de la obra de los numerosos artistas exiliados.

Otros pintores desarrollaron tendencias neoconcretas y tecnológicas, como los españoles del Equipo 57 o la nueva abstracción (abstracción postpictórica, Frank Stella, Barnett Newman), el Op-art ("arte óptico", Victor Vasarely) o las técnicas que llevan a traspasar las fronteras entre pintura y escultura (arte cinético -Alexander Calder-, escultopintura -Gerardo Rueda-).

A partir de los años sesenta se aprecia un regreso a lo figurativo, y se habla de tendencias neofigurativas, neorrepresentativas o neoicónicas (figuración libre), que incluyeron el art brut de Dubuffet (pintura espontánea o arte marginal), el pop art de Andy Warhol (que busca inspiración en la cultura de masas, entrando en un mundo más comercial y gráfico -Eduardo Paolozzi, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Equipo Crónica-) o la obra de Francis Bacon y Lucian Freud. Otras líneas creativas que se ubicaban en el ámbito genérico del realismo fueron el realismo social, que se venía desarrollando en Estados Unidos desde la Gran Depresión de los años treinta (Grant Wood, Edward Hopper), o el hiperrealismo (Antonio López).

Entre una multitud de etiquetas estilísticas para la pintura de la época, se definieron el hard edge, el videoarte, el nuevo realismo (eat art, new realism), el fotorrealismo, el minimal o minimalismo, el arte conceptual (idea art), el happening, el arte ambiental (land art, earth art o arte terrestre), el realismo figurativo, el espacialismo, el funk art, la figuración narrativa, el neoconcretismo, el neodadaísmo, el nuevo reducionismo, fluxus, etc.

Último cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XXI

Las posibilidades de expresión pictórica se han diversificado hasta incluir instalaciones artísticas y utilizaciones del espacio artístico herederas de los happenings, el arte conceptual y el minimal de mediados de siglo; el arte povera realizado con materiales de desecho; el graffiti y otras expresiones gráficas vinculadas a subculturas juveniles;[17]​ el land art o arte ecológico que implica a la propia naturaleza; el body art en el que el cuerpo hace de soporte; el arte digital y el net.art, que explota las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, etc.

Entre los innumerables ismos que pretenden identificar estilos que se suceden y escinden, a veces como revivals (recuperación de movimientos anteriores -neos-), están el anacronismo (nuevo clacisismo o neomanierismo), la neo-geo (recuperación de la abstracción geométrica), la new image ("nueva imagen"), el Pattern Art o Pattern & Decoration (pintura feminista "de patrones y decoración"). Con la etiqueta neoexpresionismo (nuevos fauves o "nuevos salvajes", también asociado con la equívoca etiqueta neo-pop) se engloba un conjunto de movimientos como la transvanguardia italiana (Francesco Clemente), la bad painting neoyorkina (Keith Haring), la figuration libre francesa, o trayectorias personales difícilmente clasificables, como la de los españoles Miquel Barceló o Pablo Rey, la del colombiano Fernando Botero, la del japonés Takashi Murakami o la de la pareja Gilbert & George.[18]

Pintores contemporáneos

Se ordenan por fecha de nacimiento. Se destacan gráficamente algunos pintores con el fin de marcar periodos cronológicos amplios: de Reynolds a Delacroix, pintores de finales del XVIII y principios del XIX (nacidos hasta 1798); de Daumier a Alma Tadema, pintores de mediados del siglo XIX (nacidos entre 1808 y 1836); de Cezanne a Toulouse-Lautrec, pintores de finales del siglo XIX (nacidos entre 1839 y 1864); de Kandinski a Magritte, pintores de comienzos del siglo XX (nacidos entre 1866 y 1898); de Fontana a Antonio López, pintores de mediados del siglo XX (nacidos entre 1899 y 1936); de Gilbert & George a Murakami, pintores de finales del siglo XX y del siglo XXI (nacidos desde 1942). [19]

Conceptos en la pintura contemporánea

El pintor

Los pintores contemporáneos asisten a las transformaciones socioeconómicas de su época y dejan de estar sometidos a la tutela de los gremios. Su formación puede ser académica o autodidacta, y su relación con el público es completamente distinta a la existente en el Antiguo Régimen: sus clientes preferidos ya no son el clero y la monarquía absoluta, sino un mercado de arte representado por la burguesía, a cuyos gustos pueden responder o no. Si se anticipan a su tiempo y renuncian a cualquier compromiso con la comercialidad, buscando el arte por el arte, pueden ser incomprendidos e incluso pasar penalidades, representando con su propia vida la figura tópica del pintor bohemio, que se reúne con otros artistas de su misma condición en los ambientes marginales de los barrios más conflictivos (como el Montmartre de París).

Las figuras del marchante y del galerista de arte pasan a ocupar un papel esencial en la relación entre pintor y mercado. Desde finales del siglo XX se les ha añadido el curator o comisario artístico de exposiciones y otros eventos.[20]

La provocación

El fin confesado de muchos pintores contemporáneos fue «épater le bourgoise» (escandalizar al burgués), es decir, realizar conscientemente una provocación mediante la transgresión. La búsqueda de sucesivas formas de ruptura de las convenciones nunca tuvo fin, porque, cada vez más rápidamente, lo que era provocador pasaba a ser primero tolerado y después incluido en el mainstream institucional y del mercado del arte, que era el verdadero estímulo para que surgieran nuevas provocaciones, quedando cada vez menos espacio para definir quién era un pintor maldito o dónde encontrar realmente una pintura underground, independiente o marginal. Paradójicamente, los capitalistas estaban encantados de subvencionar las obras revolucionarias que explícitamente pretendían disolver las bases en que sus mecenas se sustentaban; pero que resultaban ser excelentes inversiones.[21]

Jacques Louis David suscitaba el debate político desde una estética totalmente académica. Courbet utilizaba la ruptura estética y el tratamiento de temas sórdidos como un revulsivo que se pudiera trasladar a la dinámica política y social. En 1913, Vladímir Mayakovski y un grupo de artistas rusos, entre los que estaba el pintor David Burliuk, publicaron el manifiesto Bofetada al gusto del público, de explícita intención. Marcel Duchamp pretendía disolver directamente el concepto de arte, de museo y de pintura, pintándole bigotes a la Gioconda. Armando Reverón, construyó un castillo donde vivir y utilizó su propio excremento como pintura desafiando los conceptos artísticos de la época. Andy Warhol identificó con la pintura artística la reproducción mecánica de la imagen. Lienzos intactos fueron convertidos en obras de arte por su mera concepción, con o sin la adición de la firma, o por la estampación de un sello (Malevich y Man Ray, respectivamente).

La reproducción de la imagen

El grabado tenía una tradición secular, pero las posibilidades de reproducción de la imagen se desarrollan de modo impactante con las nuevas técnicas de reproducción de imágenes, especialmente a partir de la fotografía (en desarrollo desde las décadas centrales del siglo XIX). Posiblemente, el impacto más decisivo de la fotografía fue desincentivar la tradicional identificación entre arte e imitación de la realidad, y estimular la búsqueda de otras alternativas, especialmente a través del color, que la fotografía no consiguió reproducir hasta mucho más adelante

El campo pictórico de la Edad Contemporánea se enriqueció con la publicidad y el cartelismo, demandados por la nueva sociedad de consumo de masas.

El anuncio de los espectáculos se procuró efectuar con el máximo rango artístico, ya que ello repercutía en la afluencia del público. Los modernistas y Toulouse-Lautrec destacaron en ese ámbito.

La escenografía del teatro había contado con artistas de envergadura desde el Renacimiento; pero el teatro burgués del siglo XIX mantuvo por lo general escenas sobrias. Todo lo contrario ocurría en la ópera y el ballet. La compañía de los ballets rusos de Diaghilev y otras producciones ambiciosas y con deseos de impactar en el público, encargaron su escenografía y hasta el diseño de vestuario a artistas de vanguardia: Matisse, Picasso, Dalí y Chagall, figuran entre los grandes escenificadores.

Muchos pintores han tenido activa participación en el cine; algunas veces, suministrando decorados, que han de ser filmados, suministrando imágenes para escenas concretas (colaboración entre Dalí y Alfred Hitchcock) o realizando películas completas. Un género aparte es el denominado cine de animación (Walt Disney).

El cómic, en sí mismo un nuevo arte, se convirtió en un nuevo vehículo de expresión para los artistas plásticos.

El color

En la larga lucha entre color y dibujo que venía librándose en la pintura europea desde la Edad Media, el academicismo había sentenciado el triunfo del dibujo y la línea, concediendo al color un discreto segundo puesto, que ni romanticismo ni realismo habían subvertido. Únicamente algunas individualidades, como Goya o Turner,[4]​ dieron a la mancha y al color un puesto protagonista en sus obras, que caracterizó también a parte de la pintura victoriana posterior; el resto incluso valoraba la homogeneidad cromática que convertía casi todos los tonos en pardos, tierras u ocres. Incluso se llegó a decir expícitamente que un buen cuadro debía tener el color de un buen instrumento musical de madera.[22]

 
Autorretrato de Paul Gauguin ante un retrato de Émile Bernard (posimpresionismo).

Los impresionistas pretendían utilizar en la pintura los recientes descubrimientos sobre la naturaleza de la luz y la teoría del color, lo que les llevó al empleo consciente de los complementarios para aumentar los contrastes y a la disposición en el lienzo de colores puros para reproducir en la retina del espectador la mezcla de pigmentos que hasta entonces se confiaba a la paleta del pintor. Los simbolistas o postimpresionistas, especialmente Gauguin y Van Gogh, con el uso de colores vivos, aplicados con gruesas y amplias pinceladas o en superficies relativamente grandes (cloisonismo) hicieron del color un uso violento y liberador, abiertamente conectado con la violencia de las emociones del artista, con la idea de que la manipulación del color podía expresar no el aspecto de los objetos como lo percibía físicamente el ojo, sino el estado de ánimo que evocaban.

Whistler había propuesto la idea de que el color podía tratarse en términos musicales, e intentó por sí mismo su aplicación, aunque usando tonos ligeros. Kandinsky, él mismo un sinestésico (percibía conjuntamente asociados sonidos y colores) desarrolló una especial teoría de la sinestesia en De lo espiritual en el arte (1910). Previamente, los fauves habían encontrado las posibilidades del uso arbitrario del color, que pueden considerarse explícitamente propuestas en el cuadro de Henri Matisse La Desserte, harmonie en rouge ("El postre, armonía en rojo" -también llamado "La habitación roja"-, 1908), donde la drástica simplificación del trazo muestra la escasa importancia que atribuye al modo en que los objetos son percibidos por el ojo en la vida real.[23]​ A partir de entonces, los usos radicales del color (especialmente en la abstracción) terminaron por escandalizar al propio Picasso, que llegó a decir que en la búsqueda de la "pintura pura" se terminará por encontrar la "pura pintura", es decir, lo mismo que se vendía por kilos en los estantes de las droguerías. La historia de la pintura posterior le dio la razón, pues pintores como Yves Klein llegaron a identificar con la materialidad del propio pigmento (el "azul Klein") la obra de arte.[24]

La textura

La pincelada y la mancha son elementos muy importantes en la técnica de los pintores de la Edad Contemporánea. La pincelada gruesa no es un invento del impresionismo, la utilizaban muchos maestros antiguos (como Tiziano, del que se decía que daba directamente los colores con las manos); pero ciertamente el efecto acabado es uno de los requisitos de la pintura académica. Una conocida anécdota de Goya describe la impaciencia del maestro por el detallismo con el que su discípulo Vicente López Portaña estaba haciéndole su retrato de 1826. A esas alturas, el estilo de Goya, que ya había realizado las pinturas negras, era el de sus últimas obras en Burdeos. El efecto abocetado fue buscado por otros discípulos de Goya, como Leonardo Alenza; y se convirtió en una de las señas de identidad de los pintores rupturistas del realismo y el impresionismo. Además de Goya, otra de las fuentes que condujeron a los pintores franceses en esta dirección fue el inglés Turner. Sin embargo, la mayor parte de los pintores ingleses de la época, y especialmente los prerrafaelitas, optaban por intensificar los acabados.

Las vanguardias utilizaron estos recursos de forma muy diversa, una vez conquistada la libertad formal más absoluta.

La forma o la figuración

El impresionismo y el neoimpresionismo reconstruían ópticamente las meras apariencias. Los postimpresionistas (Cézanne, Van Gogh, y Gauguin, que huyen de la atmósfera de París en busca de horizontes inéditos) iniciaron desde 1880 la reconstrucción de las formas, es decir, de la existencia corpórea de las propias figuras representadas. El cubismo y el constructivismo insistirán en estos conceptos.

La abstracción

Kandinsky realizó su Primera acuarela abstracta entre 1910 y 1913; y teorizó sobre la pintura abstracta en Uber das Geistige in der Kunst (1911).[25]​ Otros pintores se aproximaron al mismo concepto por esos mismo años: En un texto de 1910 sobre el futurismo, Boccioni escribió acerca de la abstracción expresiva: "Mi ideal era un arte que expresara la idea de sueño sin representar ninguna cosa durmiente". Su obra Stati d'animo (Estado de ánimo), de 1911, se acerca a ese concepto de la abstracción. Arthur Dove tiene entre sus obras un Abstract Number 2 (Abstracto Número 2), de 1911 y un Fog Horns (Sirenas de Niebla). El rayonismo o cubismo abstracto se desarrolló desde 1912 o 1913 (con el precedente de una exposición rusa de 1909). El suprematismo de Malevich se iniciaba en 1913 con Círculo negro. El sincromismo de Morgan Russell se expuso en el Salon des Indépendants de París de 1913.

La difusión de la obra de Wassily Kandinsky impactó en el grupo De Stijl, formado en 1917, y en otras vanguardias del periodo de entreguerras, que experimentaron con la abstracción (surrealismo abstracto); pero el mayor auge de la pintura abstracta vino con el expresionismo abstracto que desarrolló entre 1945 y 1955 la New York School (escuela de Nueva York). En Europa hubo movimientos similares: el informalismo, el tachismo y la abstracción lírica.

Histórica y formalmente se ha desarrollado en distintas posibilidades técnicas y denominaciones estilísticas: la abstracción geométrica (cubismo abstracto -orfismo, rayonismo-, suprematismo, constructivismo soviético, constructivismo holandés -neoplasticismo, De Stijl- concretismo), la abstracción cromática (sincromismo), la abstracción lírica, la abstracción sintética, la abstracción analítica, la abstracción cinética (arte cinético), el surrealismo abstracto, el informalismo (expresionismo abstracto, abstracción constructiva, tachismo, pintura matérica, action painting), la abstracción postpictórica (minimalismo, color field, hard edge) y cualquier otro movimiento derivado, incluyendo los denominados abstracción figurativa y no figurativa (expresiones que, respectivamente, son un oxímoron y una redundancia, pero que tienen uso bibliográfico).[26]

El paisaje y la naturaleza muerta

La pintura del paisaje y la naturaleza muerta o bodegón habían sido clasificadas como las más ínfimas en la jerarquía de géneros académica. Obviamente, la pintura contemporánea no respetó tal jerarquía, y ambos géneros pasaron a recibir un interés especial por los principales pintores desde el siglo XIX. Incluso superaron con ventaja frente a la representación de la figura humana los impactos del vanguardismo del XX, puesto que la simplificación de las formas y el rechazo a la imitación de la naturaleza convertía la mayor parte de los temas pictóricos en paisajes oníricos o en bodegones abstractos, inexistentes en la realidad.[27]

La expresión

La sobriedad de las poses estáticas del neoclasicismo contrastaba con el dinamismo y la violencia expresiva del romanticismo. El realismo de mediados de siglo XIX dio oportunidad para que algunos autores, especialmente el caricaturista Daumier o el grabador Gustavo Doré, experimentaran con la distorsión de la expresión facial y corporal, que ya habían iniciado artistas aislados en la primera mitad del XIX (Goya, William Blake o Füssli).

No obstante, no es hasta finales del siglo XIX cuando se da inicio a la corriente expresionista, que se fecha en El grito de Edvard Munch (1893), y a la que son también muy cercanos algunos pintores calificados de modernistas, especialmente los de la Sezession vienesa (Egon Schiele, Klimt). La etiqueta vanguardista de expresionistas suele aplicarse a distintos grupos de pintores alemanes de antes y después de la Primera Guerra Mundial, con cuyos efectos están muy vinculados (expresionismo alemán); aunque el tratamiento distorsionado de las expresiones caracterizó por la misma época a muchos otros (Modigliani, Solana) incluyendo al propio Picasso (época azul, Guernica) y a los surrealistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estilos pictóricos alternativos a la abstracción tuvieron una de sus más explotadas posibilidades en la acentuación de la expresión (Lucian Freud -fue muy significativo el escándalo que suscitó su Retrato de la Reina Isabel II de Inglaterra-,[28]Francis Bacon, neoexpresionismo, etc.)

Puede entenderse que el tratamiento de la expresión constituye el eslabón fundamental entre la pintura romántica y la del siglo XX, y por tanto el elemento "tradicional" más evidente dentro de las vanguardias.

La mujer

La imagen de la mujer que se va representando pictóricamente a lo largo de este periodo fue cambiando sustancialmente. Las representaciones idealistas (heroicas o hagiográficas) convivieron con las eróticas y costumbristas. Prerrafaelitas, simbolistas y modernistas tuvieron en el tema de la mujer uno de sus principales motivos, alternando en su representación lánguida y activa. A finales de siglo, la irrupción del concepto de Nueva Mujer influyó extraordinariamente en las artes plásticas, que se consagró en los años veinte y treinta con el art déco, coincidiendo con la estilización de la moda (Coco Chanel, Christian Dior, Balenciaga). Determinó la aparición de modelos alternativos de mujer, juveniles, activas y deshinibidas, divulgados en las revistas ilustradas mediante dibujos y fotografías (chicas "charlestón", chicas "Penagos", chicas pin-up) y derivó en muy diferentes interpretaciones: la recuperación de su papel tradicional de reposo del guerrero y madre (en el arte nazi), su identificación con el pueblo trabajador (en el realismo socialista), su manipulación como objeto de consumo (en la publicidad, la pornografía y el star-system del cine), etc.

Las vanguardias tuvieron una relación ambivalente con la mujer. Por un lado la consagraron en el papel tradicional de musa de los artistas, que las relegaba a fuente de inspiración o conflicto (las amantes compartidas por Courbet y Whistler, Van Gogh y Gauguin, las múltiples compañeras de Picasso,[29]Sylvia von Harden para Otto Dix,[30]Gala para Dalí); mientras que, por otro lado, alcanzaron un protagonismo como pintoras en un grado muy superior a las medievales o de la edad moderna, pero aún restringido a escasos ejemplos (Berthe Morisot, María Blanchard, Tamara de Lempicka, Frida Khalo, Dora Maar).

El concepto

El propio concepto pasó a ser, en algunas interpretaciones radicales del vanguardismo pictórico, lo único que importaba en la representación plástica, mientras que la realización efectiva pasaba a ser algo secundario. Tales fueron principalmente el surrealismo (para el que la técnica formal -pinceladas, collages, frottages, grattages- o incluso el arte mismo elegido para la representación -escritura, cine o pintura-, importaba menos que el mundo onírico interior que se comunicaba al exterior), las actividades difícilmente clasificables de Duchamp (que explícitamente pretendía destruir el propio concepto de arte y pintura -incluso destruir físicamente los museos-), el arte conceptual o idea art, los happenings y el fluxus el body art el pop-art, el minimal, las instalaciones o cualquiera de las formas de intervención artística que por alguna razón se asocien con lo pictórico, aunque los límites entre los distintos artes (y entre lo que es arte y no lo es) se hayan difuminado hasta desaparecer.

En una famosa anécdota, al preguntarles qué salvarían de un incendio en el Museo del Prado, Jean Cocteau respondió que salvaría el fuego, y Dalí que el aire de Las Meninas.[31]

Temas y tratamientos en la pintura contemporánea

Los géneros y los temas pictóricos fueron objeto de la tratadística académica, y clasificados jerárquicamente. Por mucho que los movimientos rupturistas de la pintura contemporánea pretendieran rebelarse contra todo tipo de ataduras, era imposible que dejaran de referirse a ellos, aunque fuera para subvertirlos. La repetición de temas, y muy a menudo la referencia explícita a las formas en que se habían tratado en la historia de la pintura; incluye a muchos de ellos en una tradición secular que se reinterpreta de distintas formas.

«Locus amoenus»

 
Baile a orillas del Manzanares, uno de los cartones para tapices de Francisco de Goya.

La representación de escenas plácidas en las que un grupo de personas se solazan en la naturaleza o en jardines, siguiendo el tópico literario del locus amoenus, fue una constante en la pintura contemporánea. Una variación, que incorporaría el tema del desnudo, fueron las escenas de baño, desde los interiores pintados por Degas, hasta las más atrevidas versiones cubistas.

Amor y muerte

 
Ophelia, de John Everett Millais.[32]

La muerte, uno de los temas universales, con el amor (son las dos caras -Eros y Tanathos- de una misma realidad: la vida); fue siempre un tema muy tratado en pintura, especialmente en la pintura religiosa cristiana (el crucificado, los martirios). La Edad Contemporánea buscó sus propios santos laicos que glorificar tras su muerte: por un lado los héroes y próceres nacionales, y por otro los antihéroes más radicales: los suicidas.

Guerra y represión

La guerra ha tenido un tratamiento muy distinto en la pintura contemporánea que en las otras épocas. Con alguna notable excepción (el Socorro de Bahía de Maíno o La rendición de Breda de Velázquez), las representaciones de batallas siempre se hicieron, a lo largo de la historia de la pintura (Mosaico de Issos, Batalla de San Romano, Batalla de Anghiari) para glorificar a la figura heroica de un rey o militar victorioso y destacar los momentos cruciales del enfrentamiento o la victoria. Sin embargo, las revoluciones contemporáneas ponen a las masas en el protagonismo de la historia; mientras que la derrota (el más habitual destino de los humildes), aunque desafortunada, cobra un rasgo de dignidad no exento de esperanza. La represión emerge como un tema heroico, que pone al que la sufre (el derrotado) y no al que la ejerce (el poderoso) en la posición del héroe. La propia guerra deja de ser enaltecida para ser criticada por la crueldad y miseria humana que origina, especialmente a partir de la serie de grabados de Goya Los desastres de la guerra. El punto de inflexión es muy evidente en las abundantes representaciones de Napoleón Bonaparte: con la dignidad de un emperador romano mientras ocupa el poder, y sometido a toda clase de sentimientos y penalidades, en las pinturas de historia posteriores. En cuanto a la pintura de batallas, que había sido un género importante desde el Renacimiento, siguió disfrutando de una gran popularidad y encargos institucionales, incluso se convirtió en una especialidad casi exclusiva de algunos pintores (pintura militar, pintura de guerra, pintura naval);[33]​ aunque por lo general ha sido minusvalorada en la historiografía del arte.[34]

El gesto en la expresión y en la pincelada

 
Jeanne Hébuterne, de Amedeo Modigliani.

Con el término "gesto" se refiere en pintura tanto a la expresión corporal y facial de los hombres o mujeres representados, como al trazo de la pincelada, que marca como una firma la personalidad del pintor (su "estilo"), de una manera tan propia como su "paleta".

Trabajo y trabajadores

 
Los acepilladores de parqué ("Los acuchilladores de parqué"), de Gustave Caillebotte.

La revolución industrial, la depauperación de las masas proletarizadas y el surgimiento del movimiento obrero pusieron el mundo del trabajo y los trabajadores en el centro del interés de los pintores, como de los literatos, muchos de ellos comprometidos políticamente con la izquierda política, o en cualquier caso atentos a la llamada "cuestión social".

Mujeres y ventanas

 
Campesina cosiendo ante una ventana, de Van Gogh.[35]

La ventana fue un recurso de perspectiva usado desde el Renacimiento. Enfrentadas ambas, son inmediatamente entendidas como una metáfora de la libertad. El tema de la mujer de espaldas contra una ventana es una innovación de Caspar David Friedrich, que también experimentó con un contraluz frente al sol de una mujer de espaldas. Se han señalado precedentes en el barroco holandés (Vermeer), en Durero y el renacimiento flamenco y toscano.[36][37]

La arquitectura en la pintura

 
La Acrópolis de Atenas, de Ingres.

La representación de fondos arquitectónicos (arquitecturas es la denominación convencional) había sido habitual en la pintura medieval y lo siguió siendo en la de la edad moderna, pero como un marco de las escenas principales y no como el motivo central.[38]​ Sí lo había sido en uno de los estilos pompeyanos. En la pintura contemporánea, sí que hay ejemplos, no muy generalizados, de edificios tomados como motivo central de un cuadro, del mismo modo que los paisajes naturales en la pintura de paisaje.

La pintura, tema autorreferencial

El cuadro dentro del cuadro es un tema presente en la historia de la pintura desde el Renacimiento; así como el autorretrato del pintor, especialmente en actitud de pintar algo, o incluso pintarse a sí mismo; además de los retratos de unos pintores por otros, o de grupos de pintores. Los pintores contemporáneos reinterpretan de distintas maneras esta tradición, y en algunos casos la utilizan para ejemplificar sus propuestas conceptuales, formales y estéticas, convirtiendo esas obras en verdaderos manifiestos.[39]

Referencias

  1. Uso bibliográfico de "pintura contemporánea" y "pintura moderna".
  2. *Lafuente Ferrari introduce el tema de nuestra pintura contemporánea destacando a Goya como enlace de una tradición barroca que, en él, se transformaría hasta preludiar muchos de los estilos posteriores: Expresionismo, Surrealismo, etc. (Isabel García de la Rasilla, Francisco Calvo Serraller, Enrique Lafuente Ferrari y otros, Goya: nuevas visiones : homenaje a Enrique Lafuente Ferrari, Amigos del Museo del Prado, 1987, pg. 32)
  3. Joshua Reynolds, Seven discourses on Art (1769-1790), texto on line, Gutenberg. Reynolds utilizó en su texto distintas expresiones, como great style o grand style; pero la referencia al concepto como grand manner -la palabra manner se aplica también a las "maneras" o "modales", referidos al decorum del retratado- es habitual en la bibliografía posterior y en la museística (British and American Grand Manner Portraits of the 1700s, National Gallery of Art; Grand Manner el 6 de agosto de 2011 en Wayback Machine., Glosario de la Tate Gallery, donde se pone en relación con el término High Art portrait -"retrato de Alto Arte"-; John Singer Sargent and the Swagger Portrait, Tate -Swagger portrait tiene como traducción directa "retrato de pavoneo"-). Fuentes usadas en en:Grand manner.
  4. Los cuadros de Turner y Constable, respectivamente, eran Opening of Waterloo Bridge (Apertura del puente de Waterloo) y Helvoetsluys. La anécdota es citada con variantes por muchas fuentes (por ejemplo, Ball, op. cit.). La frase de Constable citada por H. M. Antia (Numerical methods for scientists and engineers, vol 1, pg. 615) es estuvo aquí, y disparó una pistola. En inglés: Turner has been here and fired a gun (citado en The Telegraph). Las dos obras fueron reunidas de nuevo para una exposición en la Tate en 2009 (véase fotografía).
  5. , fuente citada en en:Decorum.
  6. Omar López Mato, Desnudo de mujer, pg. 62.
  7. Giulio Carlo Argan, El arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos, AKAL, 1998, ISBN 8446000342, pg. 159.
  8. Ricardo Abrantes, Araceli Fernández, Santiago Manzarbeitia Valle Arte español para extranjeros, Nerea, 2006, ISBN 8489569363, pg. 221.
  9. tratar la naturaleza a través de la esfera, del cilindro, del cono, todo ello situado en perspectiva, o sea, que cada lado de un objeto, de un plano, se dirija hacia un punto central (Citado por Teresa Rovira, Problemas de forma: Schoenberg y Le Corbusier, UPC, 1999, ISBN 8483013231, pg. 120).
  10. Otros grupos belgas fueron L'Essor (1876-1891), Pour l'Art (1892-1939) y La Libre Esthétique (1894-1914). L'Essor : Règlement et liste des membres, Bruxelles, Imp. Lambert-Stevelinck; Catalogue de la Grande Zwans Exhibition organisée au profit de l'œuvre de la presse (ouvriers sans travail), 1885.
  11. spanisharts.com
  12. Mucha Nouveau Bernhardt Gismonda el 23 de abril de 2009 en Wayback Machine., en trueartworks.com. Victorien Sardou Gismonda, drama en cuatro actos. Fuente citada en en:Gismonda. Ian Johnston, An introduction to the work of Alfons Mucha and art nouveau.
  13. Arthur Lasenby Liberty and the Evolution of the Liberty Style, fuente citada en en:Liberty (department store.
  14. Véase Categoría:Ladrones de arte
  15. Tomkins, Calvin (1996), Duchamp: A Biography, Henry Holt and Company, Inc. ISBN 0-8050-5789-7, fuente citada en en:Nude Descending a Staircase, No. 2.
  16. Al pedirle que proporcionara algún texto para su exposición retrospectiva en la Tate Gallery (1968), respondió con este telegrama: NO BIOGRAPHICAL DETAILS. BEGIN: BALTHUS IS A PAINTER OF WHOM NOTHING IS KNOWN. NOW LET US LOOK AT THE PICTURES. REGARDS. B. ("Ningún detalle biográfico. Comenzad: Balthus es un pintor del que nada se sabe. Ahora miremos las pinturas. Saludos. B.") Stanislas Klossowski de Rola, Balthus, 1996, New York, Harry N. Abrams, Inc., pg. 18.
  17. Los grafiteros machacan a Banksy. La batalla entre el enigmático artista urbano Banksy y un legendario grafitero de Londres, Robbo, se convierte en ofensiva contra el primero en todo el planeta, El País, 16/10/2011.
  18. Ficha en la Guggenheim Collection el 24 de marzo de 2007 en Wayback Machine.; fuente citada en en:Gilbert and George.
  19. La selección de los pintores que figuran en esta lista se ha hecho con el criterio de mantener un mínimo equilibrio cronológico, de escuelas nacionales y de estilos. Aunque es imposible que responda a un consenso valorativo (inexistente en este ámbito), sí coincide con los nombres que se destacan en la mayoría de la gran diversidad de los manuales de historia del arte, especialmente hasta mediados del siglo XX. De los pintores españoles posteriores a Dalí, se han incluido únicamente los tres que han recibido el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (Antoni Tàpies, Antonio López y Miquel Barceló.
  20. , en artespain.com
  21. Xavier Rubert de Ventós, El arte ensimismado, Barcelona : Anagrama, 1997
  22. Philip Ball, La invención del color.
  23. The Red Room: Harmony in Red by Henri Matisse (1908): Modern Art Explained: what do you think?, en The Times, 2 de septiembre, 2008, consultado en Times Online en 27 de mayo de 2009. Fuente citada en en:The Dessert: Harmony in Red (The Red Room).
  24. Ball, op. cit.
  25. Uber das Geistige in der Kunst; W. Kandinsky: Primera acuarela abstracta en cv.uoc.edu; , en Artehistoria; La “primera” acuarela de Kandinsky. Centenario de una abstracción, en Pedro da Cruz.
  26. Uso bibliográfico de "abstracción figurativa" en español y en inglés; y de "abstracción no figurativa" en español y en inglés.
  27. Uso bibliográfico de las expresiones "paisaje onírico" y "bodegón abstracto".
  28. Noticia en la BBC, 21 de diciembre de 2001.
  29. Luis Mamerto López Tapia, Las mujeres de Picasso
  30. * Ankum, K. v. (1997). Women in the metropolis: Gender and modernity in Weimar culture. Weimar and now, 11. Berkeley: University of California Press. ISBN 0520204654. Fuente citada en en:Sylvia von Harden
  31. con Joaquín Soler Serrano:
    La más clásica fue un día que fuimos a ver el Museo del Prado con Jean Cocteau, que tenía el espíritu francés más refinado, y al salir había una rueda de prensa, y un periodista salió con la vieja pregunta: ”¿Si se hubiera quemado el Prado qué se hubiera llevado usted?” Yo imaginé lo que iba a decir, que era un plagio griego. Dijo: “Me hubiera llevado el fuego”. Entonces los periodistas se dirigieron a mí: “¿Y usted, qué se hubiera llevado?”. Me puse teatral, hice como que reflexionaba, y dije: “Dalí se llevaría el aire, nada menos, que el aire, y específicamente el aire contenido en Las Meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe”. Y naturalmente, como el fuego no es un elemento pintable, y el aire es el protagonista de la pintura, el propio Cocteau cogió dos pajas de cóctel, y se las puso en forma de bigote, inclinando la cabeza ante el divino Dalí.
  32. Hawksley, Lucinda. Lizzie Siddal: Face of the Pre-Raphaelites. Walker & Company, 2006. ISBN 0-8027-1550-8. Secher, Benjamin. Ten things you never knew about Ophelia, en The Daily Telegraph, 22 de septiembre de 2007. Web consultada el 16 de enero de 2008.]]
  33. Brandon, Laura, Art and War, 2008, New York: I.B. Tauris, ISBN 1-84511-237-7/13; fuente citada en en:Military art.
  34. Francisco Calvo Serraller, Velázquez, Goya, Picasso... Semprún, El País, 09/06/2011.
  35. Van Gogh tiene al menos otros dos cuadros con mujeres ante ventanas ([1], [2]).
  36. Rooms with a View at the Metropolitan Museum
  37. .
  38. Las arquitecturas pintadas fueron una de las opciones elegidas por muchos artistas para resaltar las escenas y los episodios representados en sus cuadros; grandes pintores tanto de la órbita mediterránea como del norte de Europa: Duccio di Buoninsegna, Canaletto, Giovanni Paolo Panini, Tintoretto, Gaspar van Wittel, Hubert Robert, Maerten van Heemskerck o Hans Vredeman de Vries, entre otros. , Fundación Cajamadrid / Museo Thyssen, Madrid, 18 de octubre de 2011. A lo largo de la historia de la pintura la representación de arquitecturas ha sido una de las herramientas que ha proporcionado al espectador detalles y claves para interpretar las composiciones. Estos escenarios, especialmente a partir del Renacimiento, toman un nuevo rumbo donde se vuelcan conocimientos y teorías, se reivindica el estatus del artista para transformarse, más tarde, en un instrumento de propaganda y poder en manos de sus comitentes y ya, en el siglo XVIII, en un género nuevo que tiene como único protagonista a la ciudad (exposición correspondiente en el Museo Thyssen). Building the Picture: Architecture in Italian Renaissance Painting el 18 de octubre de 2015 en Wayback Machine., exposición en la National Gallery, Londres, 2014. Eduardo Martínez de Pisón (ed.), El paisaje, valores e identidades, Fundación Duques de Soria - UAM, 2010: "La pintura general o de paisaje... comprende dos ramos: localidades y episodios; al primero comprenden las secciones Celajes, Follajes, Terrenos y Edificios..." las vistas urbanas gozaban de mucha popularidad... consideraba la pintura urbana como una de las secciones de las "localidades" a las que llamaba "edificios" y que en México era conocida como "perspectivas"... (el entrecomillado es citado como Moyssén, 1963). Véase también arte paleocristiano, pintura bizantina, pintura gótica, Puerta del Paraíso, Altar de San Antonio de Padua -it:Altare di Sant'Antonio da Padova-, Las Crónicas de Núremberg, Joaquín y Ana se encuentran ante la Puerta Dorada, Francesco Rosselli, Anton van den Wyngaerde, Civitates orbis terrarum, Pedro Teixeira, trampantojo, Manierismo, vedutismo, etc.
  39. Entender la pintura a través de los escritores. Fue Rimbaud quien sentenció la necesidad de ser "absolutamente moderno". Pero antes Baudelaire había establecido las pautas. Y todavía estamos bajo su influencia. Así lo considera el escritor italiano Roberto Calasso en su libro La Folie Baudelaire., reseña y entrevista en El País, 15/10/2011
    Eso empieza más o menos con Baudelaire, sobre todo, con el ensayo El pintor de la vida moderna, y termina con el texto de Valéry sobre Degas. Ese es el periodo. Todo lo que sucedió antes y después es diferente. Son los dos polos, dos escritos esenciales sobre pintura, y en medio hay muchas otras personas: Huysmans, Fénéon, Thoré, Zola y otros escritores como ellos, que estaban estrechamente conectados con los pintores de su entorno. Se conocían. Es un periodo especial en el que empieza a formarse esa extraña categoría de lo moderno. Y eso es lo que trato de explicar en este libro. La idea de lo moderno era algo relativamente exótico en ese tiempo, una palabra nueva. Hoy es algo obsoleto. Pero lo que Baudelaire llama moderno alude a un nuevo tipo de sensibilidad, de comprender las cosas. Esa sensibilidad se extiende hasta nuestros días. Todavía estamos en medio de ella. (...)

    En el momento en que aparece la fotografía -momento que iba a reproducirse infinitas veces más de lo acostumbrado-, ya estaba dispuesta para acogerla una concupiscencia oculorum en la que algunos se reconocían, con la complicidad inmediata de los perversos... El hecho de que todo se convirtiera en sujeto para las imágenes no sucedía antes. Esa situación es a la que él, Baudelaire, perteneció. La fotografía actuó de forma implícita en el trabajo de Ingres. Él era un enemigo de la fotografía, pero de alguna manera la anticipó. Ingres tenía ya cierto tipo de sensibilidad que llega después, con la fotografía. Un caso distinto es el de Delacroix, quien sí usa la fotografía. En algunos casos las fotos sirven como referencia para sus pinturas o dibujos. Así es que la fotografía está muy presente en lo que ocurre en torno a Baudelaire, pero eso es solo el signo de un 'régimen' distinto que adquiere la imagen por el hecho de poder ser reproducida en número indefinido y creando a la vez un nuevo nivel de la realidad. Y eso es lo que Baudelaire percibe.

    Baudelaire siguió todos los debates de la época sobre si la fotografía debía considerarse un arte o un procedimiento mecánico... con utilidad para los pintores. Manet y Courbet la utilizaron, aunque no siempre lo quisieron reconocer... Las reacciones eran diversas y polémicas, aunque en su mayoría negativas. Les asustaba la fotografía como sucede siempre que aparece algún avance técnico. Pero los sedujo. Lo importante es que las propias imágenes cambiaron de situación en la sociedad. Eso está conectado, por ejemplo, con los inicios de la publicidad. Los anuncios se inventaron por esa época. Hoy podemos valorar la tremenda importancia que esto tuvo. En aquellos años poca gente, además de Baudelaire, se dio cuenta. Lo importante es no aislar la fotografía de lo que yo llamo el reino de las imágenes.

    (...) En El pintor de la vida moderna, Baudelaire dice que el artista debe captar esa especie de paso efímero, la belleza del momento. Y esa es una descripción de la fotografía. También lo es de lo que intentaba que sucediera en literatura. Cuando Rimbaud apareció después, desarrolló como flashes de imágenes y eso era algo absolutamente novedoso.

Bibliografía

  • Carrassat, P.F.R. y Marcadé, I., Movimientos de la pintura, colección Reconocer el arte, Larousse, Barcelona, 2004 Spes Editorial, S.L. ISBN 84-8332-596-9
  • Lengerke, Ch. von, «La pintura contemporánea. Tendencias en la pintura desde 1945 hasta nuestros días», en Los maestros de la pintura occidental, Taschen, 2005, ISBN 3-8228-4744-5
  • Ramírez Domínguez, J.A., y otros, Historia del Arte, Anaya, 1986. ISBN 84-207-1408-9
  • Harold osborne (1990). «Abstraccionismo». Guía del Arte del Siglo XX. Alianza Editorial, Edición Castellana, S. A., Madrid, 1990. ISBN 84-206-5236-9. 
  • Lucie-Smith, Edward; Dorfles Guillo. «Del Expresionismo Abstracto Al Nuevo Realismo». EL ARTE HOY. Madrid, España: Ediciones Cátedra. 
  • BARNECHEA, Emilio, FERNÁNDEZ, Antonio y HARO, Juan (1992) Historia del Arte, Barcelona: Vicens Vives ISBN 84-316-2554-6
  • CHILVERS, Ian; OSBORNE, Harold y FARR, Dennis (1992) Diccionario de Arte, Madrid: Alianza, ISBN 84-206-524-8
  • ECO, Umberto (2004) Historia de la Belleza, Barcelona: Lumen ISBN 84-264-1468-0
  • GALLEGO, Raquel Historia del Arte, Editex ISBN 978-84-9771-107-4
  • GÓMEZ CACHO, X. y otros (2006) Nuevo Arterama. Historia del Arte, Barcelona: Vicéns Vives, ISBN 84-316-7966-2
  • Grupo Ágora Historia del Arte, Akal, ISBN 84-460-1751-2
  • MAROTO, J. Historia del Arte, Casals, ISBN 978-84-218-4021-4
  • MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1974) Historia del Arte, Madrid: Gredos (edición de 1992) ISBN 84-249-1022-2
  • PALOMERO, Jesús Historia del Arte, Algaida, 84-8433-085-0
  • Enciclopedias de Historia del Arte:
  • Summa Artis, de Espasa Calpe
  • Ars Magna, de Planeta

Enlaces externos

  •   Datos: Q25399875
  •   Multimedia: Contemporary paintings

pintura, contemporánea, término, historiografía, arte, utilizado, forma, ambigua, bibliografía, instituciones, mercado, arte, como, ocurre, arte, contemporáneo, escultura, contemporánea, arquitectura, contemporánea, castillo, norham, joseph, mallord, william, . Pintura contemporanea es un termino de la historiografia del arte utilizado de forma muy ambigua en la bibliografia las instituciones y el mercado de arte como ocurre con los de arte contemporaneo escultura contemporanea o arquitectura contemporanea Castillo de Norham de Joseph Mallord William Turner Puede referirse a la pintura de la Edad Contemporanea o limitarse a la del siglo xx o al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial 1945 Para mayor confusion se utiliza tambien muy extensamente el concepto de pintura moderna tanto en oposicion como en identificacion con el 1 Indice 1 Siglo XIX 1 1 Final del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX 1 1 1 Neoclasicismo y academicismo 1 1 2 Romanticismo 1 2 Segunda mitad del siglo XIX 1 2 1 Realismo 1 2 2 Impresionismo 1 2 3 Postimpresionismo 1 2 4 Art Nouveau Sezession o Modernismo 1 2 5 Simbolismo 2 Siglo XX 2 1 Vanguardias historicas 2 1 1 Hasta la Primera Guerra Mundial 1914 1918 2 1 1 1 Fauvismo 2 1 1 2 Expresionismo Die Brucke 2 1 1 3 Cubismo y Futurismo 2 1 2 Periodo de entreguerras 1918 1939 2 1 2 1 Expresionismo Nueva Objetividad y Der Blaue Reiter 2 1 2 2 Constructivismo De Stijl Suprematismo 2 1 2 3 Dada y Surrealismo 2 1 2 4 Bauhaus y Art Deco 2 1 2 5 Pintura de los totalitarismos o las dictaduras 2 1 2 6 Muralismo mexicano 2 2 Anos centrales del siglo XX 2 3 Ultimo cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XXI 3 Pintores contemporaneos 4 Conceptos en la pintura contemporanea 4 1 El pintor 4 2 La provocacion 4 3 La reproduccion de la imagen 4 4 El color 4 5 La textura 4 6 La forma o la figuracion 4 6 1 La abstraccion 4 6 2 El paisaje y la naturaleza muerta 4 6 3 La expresion 4 6 4 La mujer 4 6 5 El concepto 5 Temas y tratamientos en la pintura contemporanea 5 1 Locus amoenus 5 2 Amor y muerte 5 3 Guerra y represion 5 4 El gesto en la expresion y en la pincelada 5 5 Trabajo y trabajadores 5 6 Mujeres y ventanas 5 7 La arquitectura en la pintura 5 8 La pintura tema autorreferencial 6 Referencias 7 Bibliografia 8 Enlaces externosSiglo XIX EditarFinal del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX Editar La romeria de San Isidro una de las pinturas negras de Francisco de Goya La trayectoria estilistica de Goya incluye la pintura de interiores rococo el academicismo neoclasico y el prerromanticismo Alcanzo un extraordinario exito como pintor de corte Con sus dos grandes lienzos El dos de mayo y El tres de mayo inaugura la pintura de historia del siglo XIX Sus series de grabados supusieron innovaciones tecnicas estilisticas y tematicas de gran proyeccion posterior Se le considera el precedente del expresionismo y las vanguardias del siglo XX especialmente por las pinturas negras 2 Neoclasicismo y academicismo Editar Articulos principales Pintura neoclasicay Academicismo El juramento de los Horacios de Jacques Louis David Desde el siglo XVII con la aparicion de las academias se fueron estableciendo los canones del clasicismo pictorico pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII con la Ilustracion que llegan a establecerse como convenciones impuestas a la practica del oficio en la totalidad del ambito cultural europeo occidental Simultaneamente aparecen la critica y la historiografia del arte como actividades definitorias del gusto artistico dominante cuyo seguimiento se fomenta entre los pintores a traves de la ensenanza de los encargos institucionales y privados y de la convocatoria de exhibiciones certamenes o salones artisticos como el Salon de peinture et de sculpture o Salon de Paris Salon de pintura y de escultura o Salon de Paris desde 1725 La figura de Jacques Louis David testigo de excepcion de los cambios politicos y sociales de la Revolucion francesa preside el transito del siglo XVIII al XIX al que siguieron otros pintores franceses como Francois Gerard La cumbre del estilo a mediados del siglo XIX fue Jean Auguste Dominique Ingres ya en presencia de la irrupcion de los nuevos estilos antiacademicos No obstante la mayor parte de la produccion pictorica de la segunda mitad del siglo XIX e incluso del siglo XX conviviendo con su absoluta negacion que representaron las vanguardias siguio siendo la pintura academicista de tradicion neoclasica cuyos seguidores a pesar del exito institucional que vivieron en sus dias o de su objetiva calidad han pasado a ocupar un espacio marginal en museos y manuales John Singer Sargent Jean Joseph Weerts Jean Leon Gerome William Adolphe Bouguereau Jean Louis Ernest Meissonier Paul Baudry Alexandre Cabanel Franz Xaver Winterhalter La pintura inglesa de finales del XVIII y principios del XIX tuvo como principales figuras academicas a sir Joshua Reynolds que definio el concepto grand manner manera grandiosa o esplendido estilo 3 Thomas Gainsborough o Thomas Lawrence ademas de dos extraordinarios paisajistas que evolucionaron hacia una concepcion mas identificable con el romanticismo pictorico J M W Turner y John Constable Por comparacion con la gigantesca figura de Goya la pintura neoclasica espanola de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX ha sido habitualmente minusvalorada pero conto con pintores de la talla de Anton Raphael Mengs que en su epoca era considerada la maxima autoridad academica a nivel europeo Paret Melendez o Vicente Lopez el discipulo de Goya autor de su mas famoso retrato El academicismo pictorico presidio la totalidad del siglo XIX a traves de los generos de mas demanda institucional en Espana el retrato y la pintura de historia Romanticismo Editar Articulo principal Pintura romantica Abadia en el bosque de Caspar David Friedrich romanticismo El prerromanticismo convivio con el neoclasicismo en las decadas finales del siglo XVIII No solamente se manifesto en la pintura anticipadora de Goya sino en la de William Blake Johann Heinrich Fussli o Giovanni Battista Piranesi En el ambito de la especulacion teorica el romanticismo incluyo una redefinicion del concepto de belleza y en concreto la aparicion de un nuevo concepto el de lo sublime la belleza terrible y sobrecogedora propia de los elementos desatados y de la naturaleza en estado salvaje ajena a la serenidad estetica del neoclasicismo y que encontrara plasmacion pictorica en los paisajes de Caspar David Friedrich y de Turner Es muy significativa una anecdota que enfrento a Turner con su coetaneo Constable Este quejandose del atrevimiento de su competidor que habia anadido una impactante pincelada de minio en mitad de su cuadro despues de haberse colgado al lado del suyo propio en la exposicion de la Royal Academy 1817 resumio perfectamente el impacto de la nueva Archivo veo que ha estado aqui porque ha disparado su arma 4 La balsa de la Medusa de Theodore Gericault romanticismo En los salones franceses monopolizados por el academicismo la exhibicion de La balsa de la Medusa de Gericault 1819 supuso un escandalo de mucho mayores dimensiones Frente a los demas cuadros equilibrados y convencionales mostraba cadaveres descompuestos en un primer plano contrastaba gestos de desesperacion y entusiasmo de un abigarrado grupo de personajes que dan la espalda al espectador ajenos al decorum 5 que se pretendia de las representaciones heroicas y evidenciaba la pequenez de la humanidad frente a un entorno natural hostil En el contexto de la revolucion de 1830 la alianza de la libertad del arte con la libertad politica quedo plasmada en La libertad guiando al pueblo de Delacroix Grupos de pintores alemanes e italianos los denominados nazarenos y puristas pretendieron encontrar la belleza originaria de la pintura en la simplicidad formal y la renuncia a todo artificio preludiando movimientos posteriores Segunda mitad del siglo XIX Editar Precedidos por Courbet considerado por algunos como iniciador de la pintura independiente dos pintores franceses cubren la segunda mitad del siglo XIX pasando por todos los movimientos rupturistas y haciendo de maestros de pintores Edouard Manet y Paul Cezanne cuya identificacion con realismo o impresionismo no pasa de ser una etiqueta historiografica que no cubre la totalidad de sus amplias y complejas trayectorias Realismo Editar Articulo principal Pintura del realismo Entierro en Ornans de Gustave Courbet realismo El romanticismo ya habia plasmado en la pintura el protagonismo historico de las masas visible en Goya y Delacroix pero Courbet no necesito para ello emplear temas heroicos sino cotidianos traspasando los limites de la obscenidad Tecnicamente encontro recursos expresivos en la pincelada gruesa el aspecto inconcluso y la composicion poco convencional con encuadres abruptos que provocaban rechazo Buscando una total libertad artistica renuncio expresamente a transigir con el gusto dominante y expuso por su cuenta de forma independiente su provocativo El taller del pintor a las puertas del Salon de Paris de 1855 apoyado por un grupo intelectual en el que se hallaban Charles Baudelaire Pierre Proudhon y el critico Jules Champfleury Entre los pintores que se asocian al movimiento estuvieron el dibujante satirico Daumier y el paisajista Jean Francois Millet procedente de la Escuela de Barbizon Theodore Rousseau Corot quienes previamente habian renovado el paisajismo influidos por una exposicion de Constable en Paris Tambien estuvo presente el estadounidense Whistler que se termino distanciando de Courbet entre otras cosas por el atrevimiento del frances en la forma de retratar a una modelo de la que ambos eran amantes El origen del mundo 1866 6 Lilith de Dante Gabriel Rossetti pre rafaelismo Simultaneamente en Inglaterra se desarrollaba la pintura victoriana El academicismo dominante fue desafiado por las teorias artisticas de John Ruskin que defendia la superioridad de los modernos frente a los antiguos comparando a Turner con las convenciones vigentes desde el renacimiento al neoclasicismo Se abrieron paso nuevos movimientos de renovacion pictorica especialmente el liderado por Ford Madox Brown y la Hermandad Pre Rafaelita Dante Gabriel Rossetti John Everett Millais William Holman Hunt que pretendia recuperar la pureza primitiva de la pintura anterior al siglo XVI La sensacion de perdida de los valores de la obra artesana bien hecha frente a la produccion industrial masificada llevo al movimiento arts and crafts William Morris Edward Burne Jones Ya a finales de siglo la escuela de Newlyn se especializo en la representacion de escenas marineras Otras escuelas nacionales fueron desarrollando producciones pictoricas con mayor o menor grado de utilizacion de recursos poco academicos difundidos por el plenairismo au plen air pintura directa en el exterior que estimula una menor preocupacion por el acabado que por el reflejo de las sensaciones visuales y la luz cambiante imponiendo la pincelada suelta y distintas texturas y que muy a menudo se etiquetan como precedentes del impresionismo a pesar de ser mas propiamente realistas 7 como los macchiaioli italianos Giovanni Fattori Giuseppe Abbati Silvestro Lega Telemaco Signorini los peredvizhniki rusos Ilia Repin pintores alemanes Adolph von Menzel Wilhelm Leibl Max Liebermann Franz von Lenbach Hans Thoma espanoles Mariano Fortuny Federico de Madrazo Eduardo Rosales Carlos de Haes Antonio Gisbert Casado del Alisal Marti Alsina escandinavos pintores de Skagen estadounidenses escuela del rio Hudson o australianos escuela de Heidelberg No obstante la mayor parte de la produccion pictorica incluida la mayor parte de la de muchos pintores citados respondia a criterios convencionales y coincidentes con el gusto burgues dominante lo que les garantizaba su exito de mercado retrato pictorico preciosismo en los acabados y costumbrismo de las escenas de genero Vicente Palmaroli pintura de historia institucional y reconstrucciones historicistas Lawrence Alma Tadema aunque retrospectivamente se califiquen incluso de gusto vulgar o kitsch art pompier Impresionismo Editar Articulo principal Impresionismo Olympia de Edouard Manet El Dejeuner sur l Herbe y la Olympia de Edouard Manet causaron el Salon des Refuses de 1863 Salon de los rechazados un escandalo similar al que consiguio el Taller de Courbet una decada antes A pesar de su evidente continuidad con el realismo son considerados el precedente mas directo de la gran renovacion pictorica del ultimo cuarto del siglo que en estos cuadros aun no estaba presente La tecnica impresionista fue un innovador concepto en la utilizacion de la luz y el color su disposicion en el lienzo a traves de pinceladas sueltas de colores puros que no se mezclan en la paleta del pintor sino en la retina del espectador acentuando los contrastes por la oposicion de los complementarios y buscando los efectos de vibracion y luz reflejada Tal innovacion fue obra de un grupo de pintores franceses Claude Monet Pierre Auguste Renoir Edgar Degas Camille Pissarro Alfred Sisley Frederic Bazille Berthe Morisot que fue bautizado como impresionistas por el titulo que Monet dio a uno de sus cuadros Impression soleil levant Impresion sol naciente en la primera de las exposiciones de la Societe anonyme des artistes peintres sculpteurs et graveurs Sociedad anonima de artistas pintores escultores y grabadores 15 de abril de 1874 Le Bassin aux nympheas harmonie verte de Claude Monet impresionismo Su impacto en el resto del mundo es un tema debatido puesto que aunque la difusion de los nuevos conceptos es innegable aplicados en Alemania por Lovis Corinth Max Liebermann o Max Slevogt en Austria Hungria por Laszlo Mednyanszky en el Imperio Ruso por Konstantin Korovin Valentin Serov o el polaco Wladyslaw Podkowinski en Estados Unidos por William Merritt Chase o Mary Cassatt en el Reino Unido por Walter Richard Sickert o Philip Wilson Steer tambien se ha exagerado la identificacion como impresionistas de muchos pintores para los que alternativamente se utilizan tambien otras etiquetas ambiguas como la del luminismo utilizada para designar a estadounidenses como George Caleb Bingham John Frederick Kensett o Albert Bierstadt a belgas como Emile Claus Gustave De Smet Frits Van den Berghe o Constant Permeke o a espanoles como Joaquin Sorolla Ignacio Pinazo Teodoro Andreu Francisco Benitez Mellado o Vicente Castell que a veces es relegada a la condicion de pseudo impresionismo 8 Postimpresionismo Editar Articulo principal Postimpresionismo Olivos de Vincent Van Gogh posimpresionismo Los ultimos anos del siglo XIX el fin de siecle y el comienzo del siglo XX son un periodo de gran agitacion intelectual en el que se derrumban los paradigmas cientificos revolucion relativista revolucion neuronal revolucion freudiana etc Desde 1884 se venia celebrando el Salon des Independants Salon de los independientes gestionado por la Societe des Artistes Independants fundada entre otros por Albert Dubois Pillet Odilon Redon Georges Seurat y Paul Signac bajo el lema Sans jury ni recompense Sin jurado ni recompensa Despues de las ocho exposiciones impresionistas la ultima en mayo y junio de 1886 las innovaciones conceptuales que escandalizaban pocos anos atras y que seguirian siendo explotadas por muchos anos mas habian pasado a ser caminos poco estimulantes para los pintores mas inquietos que las encontraban insuficientes para sus necesidades expresivas Uno de los mas veteranos impresionistas Paul Cezanne sin renunciar al color y la luz encontro ese camino en la simplificacion de volumenes en cuerpos geometricos esferas cilindros conos pretendia conquistar Paris con una manzana 9 Henri de Toulouse Lautrec en la recuperacion del dibujo extremado en gruesas lineas para el contorno de las figuras Vincent Van Gogh en la pincelada gestual prolongada en giros y espirales Paul Gaugin en la extension de las superficies planas de colores homogeneos cloisonne Buena parte de estos nuevos enfoques tenian explicitas influencias del exotico arte japones japonismo cuyas convenciones tradicionales bien distintas de las de la pintura occidental se convertian en alternativas ineditas cuando se aplicaban con los criterios rupturistas de estos pintores Los que optaron por una profundizacion conceptual en el significado de lo representado frente al que se establecen conexiones misteriosas u ocultas han sido etiquetados como simbolistas Odilon Redon Puvis de Chavannes denominacion ambigua que tambien se aplica a Gaugin o Van Gogh Une baignade a Asnieres Un bano en Asnieres de Georges Pierre Seurat puntillismo El neoimpresionismo denominado alternativamente como puntillismo y divisionismo con distintas implicaciones de Georges Seurat y Paul Signac planteaba llevar la tecnica del impresionismo a su extremo reduciendo la aplicacion de los pigmentos puros a puntos que observados en la distancia componian las imagenes con un efecto impactante Se crearon nuevos y multiples colectivos de artistas con distintos y a menudo opuestos criterios que en algun caso como la fallida comunidad que intento crear Van Gogh en Arles respondian a la necesidad de salir del ambiente de Paris escuela de Pont Aven Gaugin Louis Anquetin Emile Bernard Charles Laval Emile Schuffenecker Paul Serusier Maxime Maufra bande noire banda negra denominados nubians por sus tonos sombrios y naturalistas por su tematica social liderados por Charles Cottet o los nabis profetas que experimentaron con el uso del color liderados por Serusier Felix Vallotton Edouard Vuillard Pierre Bonnard Maurice Denis les vingtistes los veintistas grupo belga que funciono entre 1883 y 1893 James Ensor Theo van Rysselberghe Fernand Khnopff con el que se relaciono el espanol Dario de Regoyos 10 Art Nouveau Sezession o Modernismo Editar Articulo principal Modernismo arte Sirenas de Gustav Klimt modernismo En contraposicion tanto al academicismo como al impresionismo los pintores identificados con las etiquetas modernista en Espana especialmente el modernismo catalan Ramon Casas Santiago Rusinol Jose Maria Sert no debe confundirse con la utilizacion del termino ingles modernism identificable con vanguardismo o arte moderno jugendstil Alemania y Austria Hungria donde se asocia a la sezession vienesa o berlinesa Gustav Klimt Egon Schiele Max Klinger Alfons Mucha o la mas extendida de art nouveau en Francia Belgica y otros paises Henri Evenepoel Theodore van Rysselberghe Theophile Alexandre Steinlen Jules Cheret Leonetto Cappiello Jan Toorop Franz von Stuck abandonaron los temas cotidianos por los contenidos simbolicos y conceptuales entre los que destacaba la mujer con un tratamiento erotico que llega hasta la perversion un movimiento simultaneo muy relacionado se denomina decadentismo Felicien Rops Gustave Moreau Odilon Redon Tecnicamente se insistia en la pureza de la linea lo que daba a la pintura un caracter fuertemente bidimensional y la expresividad del dibujo se ha considerado precedente del expresionismo posterior ambas cosas ya presentes en autores postimpresionistas especialmente en Toulouse Lautrec Las formas organicas especialmente vegetales flores hojas y tallos curvilineos y retorcidos ya presentes en movimientos ingleses anteriores prerrafaelismo y arts and crafts se convierten en un leit motiv paralelo a las formas decorativas de las artes graficas con las que estan estrechamente identificadas cartelismo reproduccion litografica El formato preferido era mucho mas alargado o apaisado que el tradicional determinado por la razon aurea 11 El hito fundacional del estilo fue la impactante aparicion en las calles de Paris de los carteles litograficos publicitarios de Alfons Mucha para la actriz Sarah Bernhardt Gismonda 1 de enero de 1895 por lo que inicialmente se le llamaba estilo Mucha 12 La asociacion del movimiento con los valores dinamicos de la vida cotidiana de la modernidad la sociedad de consumo de masas los nuevos medios de comunicacion y la publicidad fue evidente hasta en las diferentes denominaciones que fue recibiendo espontaneamente en cada lugar en Londres liberty por la tienda Liberty amp Co 13 en Munich jugendstil por la revista Jugend juventud Simbolismo Editar Articulo principal Pintura simbolista La pintura simbolista fue una de las principales manifestaciones artisticas del simbolismo un movimiento cultural surgido a finales del siglo XIX en Francia y que se desarrollo por diversos paises europeos El inicio de esta corriente se dio en poesia especialmente gracias al impacto de Las flores del mal de Charles Baudelaire 1868 que influyo poderosamente en una generacion de jovenes poetas entre los que destacan Paul Verlaine Stephane Mallarme y Arthur Rimbaud El termino simbolismo fue acunado por Jean Moreas en un manifiesto literario publicado en Le Figaro en 1886 Las premisas esteticas del simbolismo pasaron de la poesia a otras artes especialmente la pintura la escultura la musica y el teatro La cronologia de este estilo es dificil de establecer el punto algido se encuentra entre 1885 y 1905 pero ya desde los anos 1860 habia obras que apuntaban al simbolismo mientras que su culminacion puede establecerse en el inicio de la Primera Guerra Mundial En pintura el simbolismo fue un estilo de corte fantastico y onirico que surgio como reaccion al naturalismo de la corriente realista e impresionista frente a cuya objetividad y descripcion detallada de la realidad opusieron la subjetividad y la plasmacion de lo oculto y lo irracional frente a la representacion la evocacion o la sugerencia Asi como en poesia el ritmo de las palabras servia para expresar un significado trascendente en pintura se busco la forma de que el color y la linea expresasen ideas Siglo XX EditarSon innumerables las tendencias y subtendencias de la pintura del siglo XX En general suelen estudiarse en relacion con los acontecimientos politicos y sociales de la epoca diferenciandose entre las vanguardias historicas anteriores a la primera guerra mundial fovismo cubismo futurismo expresionismo y las del periodo de entreguerras constructivismo dada surrealismo Bauhaus Art Deco muralismo mexicano Mas problematica es la relacion con las vanguardias esteticas de movimientos como el realismo socialista el arte fascista el arte nazi o el arte del franquismo Goebbels en la exposicion Entartete kunst de 1937 el denominado arte degenerado que los nazis habian decidido suprimir Los dos cuadros que aparecen son de Emil Nolde Vease arte nazi La segunda guerra mundial marca la ruptura epoca con el traslado del centro de la actividad artistica de Europa sobre todo Paris Escuela de Paris a Estados Unidos Nueva York Pintores estadounidenses protagonizaron los nuevos movimientos tambien calificados como vanguardistas como Jackson Pollock action painting la denominada Escuela de Nueva York expresionismo abstracto y Andy Warhol Pop Art El ultimo periodo del siglo XX que puede considerarse iniciado con la muerte de Picasso que coincide con el final de la Guerra de Vietnam 1973 ha sido identificado con terminos como deconstruccion postmodernidad o transvanguardia Vanguardias historicas Editar Hasta la Primera Guerra Mundial 1914 1918 Editar Las denominadas vanguardias historicas son las que surgieron en los primeros anos del siglo XX tras un fin de siecle dominado por el modernismo y el simbolismo Una belle epoque en la que la amenaza de la guerra era cada vez mas perturbadora paz armada Fauvismo Editar Los fauves fieras siguiendo el precedente de los nabis de 1888 usaban el color de forma arbitraria abstrayendolo de la objetividad visual y poniendolo en relacion con su propia subjetividad estuviera relacionada con alguna justificacion formal o con cualquier necesidad expresiva cuya justificacion dejaba por tanto de ser necesaria El grupo recibio su denominacion por el escandalo que suscitaron en el Salon d Automne de 1905 Henri Matisse Andre Derain Albert Marquet Charles Camoin Louis Valtat Henri Evenepoel belga Maurice Marinot Jean Puy Maurice de Vlaminck Henri Manguin Raoul Dufy Othon Friesz Georges Rouault Kees van Dongen holandes Alice Bailly suizo y Georges Braque que a los pocos anos inicio con Picasso el cubismo Expresionismo Die Brucke Editar El grito de Edvard Munch se encuentra rodeado de medidas de seguridad en el Museo Munch de Oslo tras ser recuperado de su segundo robo El robo de pintura contemporanea ha sido una constante vinculada a su valoracion economica 14 El expresionismo del que es un cercano precedente El grito del noruego Edvard Munch 1893 fue un movimiento pictorico gestado en Alemania en torno al grupo Die Brucke 1905 Ernst Ludwig Kirchner Emil Nolde Cubismo y Futurismo Editar Bodegon con botella de Burdeos de Juan Gris cubismo El cubismo de Pablo Picasso Las senoritas de Avinon 1907 Georges Braque Fernand Leger Juan Gris o Maria Blanchard representaba las figuras a traves del desdoblamiento de los planos que componen su superficie y tecnicas innovadoras como el uso del collage que anade todo tipo de materiales a la materia pictorica Se ha senalado la influencia en el cubismo de los volumenes de Cezanne aunque tambien del primitivismo buscado en las mascaras africanas y en la pintura romanica El futurismo de Boccioni y otros pintores italianos en torno al poeta Marinetti Manifiesto futurista 1909 tambien pretendia aproximarse a una realidad visual mas profunda pero evocando el movimiento y la velocidad multiplicando la representacion sucesiva de la misma figura con lo que obtenia efectos visuales hasta cierto punto similares a los del cubismo El Desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp 1912 que fue rechazado por los cubistas cuando fue presentado en el Salon des Independants de ese ano presentaba caracteristicas de ambos estilos Su exposicion en el Armory Show de Nueva York 1913 fue ampliamente ridiculizada en la prensa y contribuyo de forma notable a la difusion de las vanguardias 15 Frente a la mayor pervivencia del expresionismo que no solo sobrevivio a la Primera Guerra Mundial sino que intensifico con ella su caudal de agresividad tematica cubismo y futurismo tuvieron una vida corta aunque muy fructifera Con gran rapidez dieron origen a una gran variedad de movimientos pictoricos igualmente efimeros que en algun caso se consideran precedentes de la abstraccion como el purismo Amedee Ozenfant el orfismo Robert Delaunay y Frantisek Kupka el vorticismo britanico Wyndham Lewis Edward Wadsworth el rayonismo ruso Miguel Larionov y Natalia Goncharova el sincromismo estadounidense Stanton MacDonald Wright y Morgan Russell el neocubismo espanol Daniel Vazquez Diaz y Pancho Cossio etc Modigliani Picasso y Andre Salmon protagonistas de las denominadas vanguardias historicas en Paris 1916 Periodo de entreguerras 1918 1939 Editar En este periodo continuaron desarrollandose las vanguardias historicas de la etapa anterior y surgieron otras nuevas en una sucesion frenetica de etiquetas y manifiestos La adscripcion de cada pintor a un solo movimiento es en si misma un error dada la fluidez de contactos entre ellos y la evolucion personal de cada uno siendo el caso mas evidente el de Picasso que paso por todos Otros como Balthus negaron explicitamente que los pintores y su pintura debieran ser objeto de clasificacion o comentario sino solo de contemplacion 16 Expresionismo Nueva Objetividad y Der Blaue Reiter Editar El expresionismo fue la corriente predominante en los paises nordicos y Europa central y se pueden asociar a ella muchos pintores de todas las nacionalidades Amadeo Modigliani Chaim Soutine Jose Gutierrez Solana Hasta tres generaciones de expresionistas desarrollaron una pintura representativa y comprometida con la realidad en algun caso planteandose explicitamente como una reaccion contra el propio expresionismo la Neue Sachlichkeit Nueva objetividad Christian Schad Otto Dix George Grosz Oskar Kokoschka Un movimiento de la segunda generacion expresionista Der Blaue Reiter El jinete azul Vasily Kandinsky Paul Klee Franz Marc August Macke derivo hacia la pintura abstracta al entender que solo era posible representar el interior del ser y el pensamiento a traves de formas no figurativas abstraccion lirica Constructivismo De Stijl Suprematismo Editar Composition IX jugadores de cartas de Theo van Doesburg El neoplasticismo o constructivismo holandes del grupo De Stijl El estilo 1917 Piet Mondrian Theo van Doesburg desarrollo una abstraccion geometrica La Revolucion rusa de 1917 tuvo tambien una expresion artistica inmediata en movimientos pictoricos de vanguardia como el suprematismo y el constructivismo sovietico Rodchenko y Malevich antes de establecerse el realismo socialista Dada y Surrealismo Editar El movimiento dada palabra elegida al azar fundado en Zurich en 1916 implico a pintores franceses alemanes y estadounidenses Hans Arp Francis Picabia Max Ernst Man Ray Inauguro un interes por la fantasia lo irracional lo extravagante y lo onirico que el grupo surrealista manifiesto de 1924 teorizo influenciado por el psicoanalisis y los cambios de paradigma cientifico teoria de la relatividad y mecanica cuantica Hubo precursores como Henri Rousseau o Marc Chagall Dentro de las manifestaciones pictoricas surrealistas se diferenciaron los surrealistas abstractos como Joan Miro o Yves Tanguy y los figurativos como Rene Magritte o Salvador Dali Fuera del grupo pero con estrecha relacion estetica estaban la pintura metafisica de Giorgio de Chirico o la obra de Marcel Duchamp que mediante la descontextualizacion convertia objetos reales de la vida diaria en formas puramente artisticas Salvador Dali y Man Ray dos miembros del grupo surrealista en Paris 1934 Bauhaus y Art Deco Editar El establecimiento de la Bauhaus dirigida por los arquitectos Gropius y Mies Van der Rohe tuvo un poderoso impacto en todas las artes plasticas incluyendo una escuela de pintura a la que estuvieron asociados Lyonel Feininger Johannes Itten Vasili Kandinsky Paul Klee Gerhard Marcks Laszlo Moholy Nagy Georg Muche Oskar Schlemmer y Lothar Schreyer Otro movimiento inicialmente arquitectonico y de diseno el art deco tambien tuvo una vertiente pictorica importante Tamara de Lempicka Pintura de los totalitarismos o las dictaduras Editar A pesar de su identificacion inicial con las vanguardias el arte de las dictaduras o de los totalitarismos comunismo sovietico realismo socialista fascismo italiano nazismo aleman blut und boden sangre y suelo franquismo espanol movimientos parafascistas rumanos se recondujo por razones ideologicas y propagandisticas hacia el conservadurismo estetico convergente en terminos formales a pesar de la extrema oposicion ideologica por razones identicas aunque originadas en presupuestos distintos que exaltaba los valores populares contra los de la intelectualidad elitista que se calificaban dependiendo de la terminologia empleada en cada caso de desviacionistas uklonizma uklonizma burgueses degenerados entartete antiespanoles etc cita requerida Muralismo mexicano Editar En un ambiente de mayor libertad expresiva y politica aunque conectado con los presupuestos ideologicos del realismo socialista se desarrollo el muralismo mexicano muy implicado en las luchas entre las distintas facciones que llego a una extrema violencia durante la presencia de Trotsky en Mexico Diego Rivera Jose Clemente Orozco David Alfaro Siqueiros Anos centrales del siglo XX Editar Despues de la Segunda Guerra Mundial 1939 1945 el centro del mundo pictorico se traslada de Paris a Nueva York Alli surgio la corriente del expresionismo abstracto Jackson Pollock action painting pintura de accion en el marco de las tendencias informalistas y matericas que se cultivaron tambien en Europa como el tachismo abstraccion signico lirica art autre y la pintura abstracta espanola que desarrollaron los grupos Dau al Set Barcelona Antoni Tapies y El Paso Madrid Antonio Saura ademas de la obra de los numerosos artistas exiliados Otros pintores desarrollaron tendencias neoconcretas y tecnologicas como los espanoles del Equipo 57 o la nueva abstraccion abstraccion postpictorica Frank Stella Barnett Newman el Op art arte optico Victor Vasarely o las tecnicas que llevan a traspasar las fronteras entre pintura y escultura arte cinetico Alexander Calder escultopintura Gerardo Rueda A partir de los anos sesenta se aprecia un regreso a lo figurativo y se habla de tendencias neofigurativas neorrepresentativas o neoiconicas figuracion libre que incluyeron el art brut de Dubuffet pintura espontanea o arte marginal el pop art de Andy Warhol que busca inspiracion en la cultura de masas entrando en un mundo mas comercial y grafico Eduardo Paolozzi Jasper Johns Robert Rauschenberg Roy Lichtenstein Equipo Cronica o la obra de Francis Bacon y Lucian Freud Otras lineas creativas que se ubicaban en el ambito generico del realismo fueron el realismo social que se venia desarrollando en Estados Unidos desde la Gran Depresion de los anos treinta Grant Wood Edward Hopper o el hiperrealismo Antonio Lopez Entre una multitud de etiquetas estilisticas para la pintura de la epoca se definieron el hard edge el videoarte el nuevo realismo eat art new realism el fotorrealismo el minimal o minimalismo el arte conceptual idea art el happening el arte ambiental land art earth art o arte terrestre el realismo figurativo el espacialismo el funk art la figuracion narrativa el neoconcretismo el neodadaismo el nuevo reducionismo fluxus etc Ultimo cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XXI Editar Articulos principales Postmodernidad Deconstrucciony Transvanguardia Las posibilidades de expresion pictorica se han diversificado hasta incluir instalaciones artisticas y utilizaciones del espacio artistico herederas de los happenings el arte conceptual y el minimal de mediados de siglo el arte povera realizado con materiales de desecho el graffiti y otras expresiones graficas vinculadas a subculturas juveniles 17 el land art o arte ecologico que implica a la propia naturaleza el body art en el que el cuerpo hace de soporte el arte digital y el net art que explota las posibilidades de las nuevas tecnologias de la informacion y la comunicacion etc Entre los innumerables ismos que pretenden identificar estilos que se suceden y escinden a veces como revivals recuperacion de movimientos anteriores neos estan el anacronismo nuevo clacisismo o neomanierismo la neo geo recuperacion de la abstraccion geometrica la new image nueva imagen el Pattern Art o Pattern amp Decoration pintura feminista de patrones y decoracion Con la etiqueta neoexpresionismo nuevos fauves o nuevos salvajes tambien asociado con la equivoca etiqueta neo pop se engloba un conjunto de movimientos como la transvanguardia italiana Francesco Clemente la bad painting neoyorkina Keith Haring la figuration libre francesa o trayectorias personales dificilmente clasificables como la de los espanoles Miquel Barcelo o Pablo Rey la del colombiano Fernando Botero la del japones Takashi Murakami o la de la pareja Gilbert amp George 18 Pintores contemporaneos EditarSe ordenan por fecha de nacimiento Se destacan graficamente algunos pintores con el fin de marcar periodos cronologicos amplios de Reynolds a Delacroix pintores de finales del XVIII y principios del XIX nacidos hasta 1798 de Daumier a Alma Tadema pintores de mediados del siglo XIX nacidos entre 1808 y 1836 de Cezanne a Toulouse Lautrec pintores de finales del siglo XIX nacidos entre 1839 y 1864 de Kandinski a Magritte pintores de comienzos del siglo XX nacidos entre 1866 y 1898 de Fontana a Antonio Lopez pintores de mediados del siglo XX nacidos entre 1899 y 1936 de Gilbert amp George a Murakami pintores de finales del siglo XX y del siglo XXI nacidos desde 1942 19 Conceptos en la pintura contemporanea EditarEl pintor Editar Los pintores contemporaneos asisten a las transformaciones socioeconomicas de su epoca y dejan de estar sometidos a la tutela de los gremios Su formacion puede ser academica o autodidacta y su relacion con el publico es completamente distinta a la existente en el Antiguo Regimen sus clientes preferidos ya no son el clero y la monarquia absoluta sino un mercado de arte representado por la burguesia a cuyos gustos pueden responder o no Si se anticipan a su tiempo y renuncian a cualquier compromiso con la comercialidad buscando el arte por el arte pueden ser incomprendidos e incluso pasar penalidades representando con su propia vida la figura topica del pintor bohemio que se reune con otros artistas de su misma condicion en los ambientes marginales de los barrios mas conflictivos como el Montmartre de Paris Las figuras del marchante y del galerista de arte pasan a ocupar un papel esencial en la relacion entre pintor y mercado Desde finales del siglo XX se les ha anadido el curator o comisario artistico de exposiciones y otros eventos 20 La provocacion Editar El fin confesado de muchos pintores contemporaneos fue epater le bourgoise escandalizar al burgues es decir realizar conscientemente una provocacion mediante la transgresion La busqueda de sucesivas formas de ruptura de las convenciones nunca tuvo fin porque cada vez mas rapidamente lo que era provocador pasaba a ser primero tolerado y despues incluido en el mainstream institucional y del mercado del arte que era el verdadero estimulo para que surgieran nuevas provocaciones quedando cada vez menos espacio para definir quien era un pintor maldito o donde encontrar realmente una pintura underground independiente o marginal Paradojicamente los capitalistas estaban encantados de subvencionar las obras revolucionarias que explicitamente pretendian disolver las bases en que sus mecenas se sustentaban pero que resultaban ser excelentes inversiones 21 Jacques Louis David suscitaba el debate politico desde una estetica totalmente academica Courbet utilizaba la ruptura estetica y el tratamiento de temas sordidos como un revulsivo que se pudiera trasladar a la dinamica politica y social En 1913 Vladimir Mayakovski y un grupo de artistas rusos entre los que estaba el pintor David Burliuk publicaron el manifiesto Bofetada al gusto del publico de explicita intencion Marcel Duchamp pretendia disolver directamente el concepto de arte de museo y de pintura pintandole bigotes a la Gioconda Armando Reveron construyo un castillo donde vivir y utilizo su propio excremento como pintura desafiando los conceptos artisticos de la epoca Andy Warhol identifico con la pintura artistica la reproduccion mecanica de la imagen Lienzos intactos fueron convertidos en obras de arte por su mera concepcion con o sin la adicion de la firma o por la estampacion de un sello Malevich y Man Ray respectivamente La reproduccion de la imagen Editar El grabado tenia una tradicion secular pero las posibilidades de reproduccion de la imagen se desarrollan de modo impactante con las nuevas tecnicas de reproduccion de imagenes especialmente a partir de la fotografia en desarrollo desde las decadas centrales del siglo XIX Posiblemente el impacto mas decisivo de la fotografia fue desincentivar la tradicional identificacion entre arte e imitacion de la realidad y estimular la busqueda de otras alternativas especialmente a traves del color que la fotografia no consiguio reproducir hasta mucho mas adelanteEl campo pictorico de la Edad Contemporanea se enriquecio con la publicidad y el cartelismo demandados por la nueva sociedad de consumo de masas El anuncio de los espectaculos se procuro efectuar con el maximo rango artistico ya que ello repercutia en la afluencia del publico Los modernistas y Toulouse Lautrec destacaron en ese ambito La escenografia del teatro habia contado con artistas de envergadura desde el Renacimiento pero el teatro burgues del siglo XIX mantuvo por lo general escenas sobrias Todo lo contrario ocurria en la opera y el ballet La compania de los ballets rusos de Diaghilev y otras producciones ambiciosas y con deseos de impactar en el publico encargaron su escenografia y hasta el diseno de vestuario a artistas de vanguardia Matisse Picasso Dali y Chagall figuran entre los grandes escenificadores Muchos pintores han tenido activa participacion en el cine algunas veces suministrando decorados que han de ser filmados suministrando imagenes para escenas concretas colaboracion entre Dali y Alfred Hitchcock o realizando peliculas completas Un genero aparte es el denominado cine de animacion Walt Disney El comic en si mismo un nuevo arte se convirtio en un nuevo vehiculo de expresion para los artistas plasticos El color Editar En la larga lucha entre color y dibujo que venia librandose en la pintura europea desde la Edad Media el academicismo habia sentenciado el triunfo del dibujo y la linea concediendo al color un discreto segundo puesto que ni romanticismo ni realismo habian subvertido Unicamente algunas individualidades como Goya o Turner 4 dieron a la mancha y al color un puesto protagonista en sus obras que caracterizo tambien a parte de la pintura victoriana posterior el resto incluso valoraba la homogeneidad cromatica que convertia casi todos los tonos en pardos tierras u ocres Incluso se llego a decir expicitamente que un buen cuadro debia tener el color de un buen instrumento musical de madera 22 Autorretrato de Paul Gauguin ante un retrato de Emile Bernard posimpresionismo Los impresionistas pretendian utilizar en la pintura los recientes descubrimientos sobre la naturaleza de la luz y la teoria del color lo que les llevo al empleo consciente de los complementarios para aumentar los contrastes y a la disposicion en el lienzo de colores puros para reproducir en la retina del espectador la mezcla de pigmentos que hasta entonces se confiaba a la paleta del pintor Los simbolistas o postimpresionistas especialmente Gauguin y Van Gogh con el uso de colores vivos aplicados con gruesas y amplias pinceladas o en superficies relativamente grandes cloisonismo hicieron del color un uso violento y liberador abiertamente conectado con la violencia de las emociones del artista con la idea de que la manipulacion del color podia expresar no el aspecto de los objetos como lo percibia fisicamente el ojo sino el estado de animo que evocaban Fuga de Wassily Kandinski abstraccion Whistler habia propuesto la idea de que el color podia tratarse en terminos musicales e intento por si mismo su aplicacion aunque usando tonos ligeros Kandinsky el mismo un sinestesico percibia conjuntamente asociados sonidos y colores desarrollo una especial teoria de la sinestesia en De lo espiritual en el arte 1910 Previamente los fauves habian encontrado las posibilidades del uso arbitrario del color que pueden considerarse explicitamente propuestas en el cuadro de Henri Matisse La Desserte harmonie en rouge El postre armonia en rojo tambien llamado La habitacion roja 1908 donde la drastica simplificacion del trazo muestra la escasa importancia que atribuye al modo en que los objetos son percibidos por el ojo en la vida real 23 A partir de entonces los usos radicales del color especialmente en la abstraccion terminaron por escandalizar al propio Picasso que llego a decir que en la busqueda de la pintura pura se terminara por encontrar la pura pintura es decir lo mismo que se vendia por kilos en los estantes de las droguerias La historia de la pintura posterior le dio la razon pues pintores como Yves Klein llegaron a identificar con la materialidad del propio pigmento el azul Klein la obra de arte 24 La textura Editar La pincelada y la mancha son elementos muy importantes en la tecnica de los pintores de la Edad Contemporanea La pincelada gruesa no es un invento del impresionismo la utilizaban muchos maestros antiguos como Tiziano del que se decia que daba directamente los colores con las manos pero ciertamente el efecto acabado es uno de los requisitos de la pintura academica Una conocida anecdota de Goya describe la impaciencia del maestro por el detallismo con el que su discipulo Vicente Lopez Portana estaba haciendole su retrato de 1826 A esas alturas el estilo de Goya que ya habia realizado las pinturas negras era el de sus ultimas obras en Burdeos El efecto abocetado fue buscado por otros discipulos de Goya como Leonardo Alenza y se convirtio en una de las senas de identidad de los pintores rupturistas del realismo y el impresionismo Ademas de Goya otra de las fuentes que condujeron a los pintores franceses en esta direccion fue el ingles Turner Sin embargo la mayor parte de los pintores ingleses de la epoca y especialmente los prerrafaelitas optaban por intensificar los acabados Las vanguardias utilizaron estos recursos de forma muy diversa una vez conquistada la libertad formal mas absoluta La forma o la figuracion Editar Articulo principal Realismo en el arte El impresionismo y el neoimpresionismo reconstruian opticamente las meras apariencias Los postimpresionistas Cezanne Van Gogh y Gauguin que huyen de la atmosfera de Paris en busca de horizontes ineditos iniciaron desde 1880 la reconstruccion de las formas es decir de la existencia corporea de las propias figuras representadas El cubismo y el constructivismo insistiran en estos conceptos La abstraccion Editar Articulo principal Pintura abstracta Veanse tambien Arte abstractoy Abstraccionismo Kandinsky realizo su Primera acuarela abstracta entre 1910 y 1913 y teorizo sobre la pintura abstracta en Uber das Geistige in der Kunst 1911 25 Otros pintores se aproximaron al mismo concepto por esos mismo anos En un texto de 1910 sobre el futurismo Boccioni escribio acerca de la abstraccion expresiva Mi ideal era un arte que expresara la idea de sueno sin representar ninguna cosa durmiente Su obra Stati d animo Estado de animo de 1911 se acerca a ese concepto de la abstraccion Arthur Dove tiene entre sus obras un Abstract Number 2 Abstracto Numero 2 de 1911 y un Fog Horns Sirenas de Niebla El rayonismo o cubismo abstracto se desarrollo desde 1912 o 1913 con el precedente de una exposicion rusa de 1909 El suprematismo de Malevich se iniciaba en 1913 con Circulo negro El sincromismo de Morgan Russell se expuso en el Salon des Independants de Paris de 1913 La difusion de la obra de Wassily Kandinsky impacto en el grupo De Stijl formado en 1917 y en otras vanguardias del periodo de entreguerras que experimentaron con la abstraccion surrealismo abstracto pero el mayor auge de la pintura abstracta vino con el expresionismo abstracto que desarrollo entre 1945 y 1955 la New York School escuela de Nueva York En Europa hubo movimientos similares el informalismo el tachismo y la abstraccion lirica Historica y formalmente se ha desarrollado en distintas posibilidades tecnicas y denominaciones estilisticas la abstraccion geometrica cubismo abstracto orfismo rayonismo suprematismo constructivismo sovietico constructivismo holandes neoplasticismo De Stijl concretismo la abstraccion cromatica sincromismo la abstraccion lirica la abstraccion sintetica la abstraccion analitica la abstraccion cinetica arte cinetico el surrealismo abstracto el informalismo expresionismo abstracto abstraccion constructiva tachismo pintura materica action painting la abstraccion postpictorica minimalismo color field hard edge y cualquier otro movimiento derivado incluyendo los denominados abstraccion figurativa y no figurativa expresiones que respectivamente son un oximoron y una redundancia pero que tienen uso bibliografico 26 El paisaje y la naturaleza muerta Editar La pintura del paisaje y la naturaleza muerta o bodegon habian sido clasificadas como las mas infimas en la jerarquia de generos academica Obviamente la pintura contemporanea no respeto tal jerarquia y ambos generos pasaron a recibir un interes especial por los principales pintores desde el siglo XIX Incluso superaron con ventaja frente a la representacion de la figura humana los impactos del vanguardismo del XX puesto que la simplificacion de las formas y el rechazo a la imitacion de la naturaleza convertia la mayor parte de los temas pictoricos en paisajes oniricos o en bodegones abstractos inexistentes en la realidad 27 La expresion Editar La sobriedad de las poses estaticas del neoclasicismo contrastaba con el dinamismo y la violencia expresiva del romanticismo El realismo de mediados de siglo XIX dio oportunidad para que algunos autores especialmente el caricaturista Daumier o el grabador Gustavo Dore experimentaran con la distorsion de la expresion facial y corporal que ya habian iniciado artistas aislados en la primera mitad del XIX Goya William Blake o Fussli No obstante no es hasta finales del siglo XIX cuando se da inicio a la corriente expresionista que se fecha en El grito de Edvard Munch 1893 y a la que son tambien muy cercanos algunos pintores calificados de modernistas especialmente los de la Sezession vienesa Egon Schiele Klimt La etiqueta vanguardista de expresionistas suele aplicarse a distintos grupos de pintores alemanes de antes y despues de la Primera Guerra Mundial con cuyos efectos estan muy vinculados expresionismo aleman aunque el tratamiento distorsionado de las expresiones caracterizo por la misma epoca a muchos otros Modigliani Solana incluyendo al propio Picasso epoca azul Guernica y a los surrealistas Despues de la Segunda Guerra Mundial los estilos pictoricos alternativos a la abstraccion tuvieron una de sus mas explotadas posibilidades en la acentuacion de la expresion Lucian Freud fue muy significativo el escandalo que suscito su Retrato de la Reina Isabel II de Inglaterra 28 Francis Bacon neoexpresionismo etc Puede entenderse que el tratamiento de la expresion constituye el eslabon fundamental entre la pintura romantica y la del siglo XX y por tanto el elemento tradicional mas evidente dentro de las vanguardias La mujer Editar Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 6 de septiembre de 2018 La imagen de la mujer que se va representando pictoricamente a lo largo de este periodo fue cambiando sustancialmente Las representaciones idealistas heroicas o hagiograficas convivieron con las eroticas y costumbristas Prerrafaelitas simbolistas y modernistas tuvieron en el tema de la mujer uno de sus principales motivos alternando en su representacion languida y activa A finales de siglo la irrupcion del concepto de Nueva Mujer influyo extraordinariamente en las artes plasticas que se consagro en los anos veinte y treinta con el art deco coincidiendo con la estilizacion de la moda Coco Chanel Christian Dior Balenciaga Determino la aparicion de modelos alternativos de mujer juveniles activas y deshinibidas divulgados en las revistas ilustradas mediante dibujos y fotografias chicas charleston chicas Penagos chicas pin up y derivo en muy diferentes interpretaciones la recuperacion de su papel tradicional de reposo del guerrero y madre en el arte nazi su identificacion con el pueblo trabajador en el realismo socialista su manipulacion como objeto de consumo en la publicidad la pornografia y el star system del cine etc Las vanguardias tuvieron una relacion ambivalente con la mujer Por un lado la consagraron en el papel tradicional de musa de los artistas que las relegaba a fuente de inspiracion o conflicto las amantes compartidas por Courbet y Whistler Van Gogh y Gauguin las multiples companeras de Picasso 29 Sylvia von Harden para Otto Dix 30 Gala para Dali mientras que por otro lado alcanzaron un protagonismo como pintoras en un grado muy superior a las medievales o de la edad moderna pero aun restringido a escasos ejemplos Berthe Morisot Maria Blanchard Tamara de Lempicka Frida Khalo Dora Maar El concepto Editar El propio concepto paso a ser en algunas interpretaciones radicales del vanguardismo pictorico lo unico que importaba en la representacion plastica mientras que la realizacion efectiva pasaba a ser algo secundario Tales fueron principalmente el surrealismo para el que la tecnica formal pinceladas collages frottages grattages o incluso el arte mismo elegido para la representacion escritura cine o pintura importaba menos que el mundo onirico interior que se comunicaba al exterior las actividades dificilmente clasificables de Duchamp que explicitamente pretendia destruir el propio concepto de arte y pintura incluso destruir fisicamente los museos el arte conceptual o idea art los happenings y el fluxus el body art el pop art el minimal las instalaciones o cualquiera de las formas de intervencion artistica que por alguna razon se asocien con lo pictorico aunque los limites entre los distintos artes y entre lo que es arte y no lo es se hayan difuminado hasta desaparecer En una famosa anecdota al preguntarles que salvarian de un incendio en el Museo del Prado Jean Cocteau respondio que salvaria el fuego y Dali que el aire de Las Meninas 31 Temas y tratamientos en la pintura contemporanea EditarLos generos y los temas pictoricos fueron objeto de la tratadistica academica y clasificados jerarquicamente Por mucho que los movimientos rupturistas de la pintura contemporanea pretendieran rebelarse contra todo tipo de ataduras era imposible que dejaran de referirse a ellos aunque fuera para subvertirlos La repeticion de temas y muy a menudo la referencia explicita a las formas en que se habian tratado en la historia de la pintura incluye a muchos de ellos en una tradicion secular que se reinterpreta de distintas formas Locus amoenus Editar Baile a orillas del Manzanares uno de los cartones para tapices de Francisco de Goya La representacion de escenas placidas en las que un grupo de personas se solazan en la naturaleza o en jardines siguiendo el topico literario del locus amoenus fue una constante en la pintura contemporanea Una variacion que incorporaria el tema del desnudo fueron las escenas de bano desde los interiores pintados por Degas hasta las mas atrevidas versiones cubistas Amor y muerte Editar Ophelia de John Everett Millais 32 La muerte uno de los temas universales con el amor son las dos caras Eros y Tanathos de una misma realidad la vida fue siempre un tema muy tratado en pintura especialmente en la pintura religiosa cristiana el crucificado los martirios La Edad Contemporanea busco sus propios santos laicos que glorificar tras su muerte por un lado los heroes y proceres nacionales y por otro los antiheroes mas radicales los suicidas Guerra y represion Editar El tres de mayo de Goya La guerra ha tenido un tratamiento muy distinto en la pintura contemporanea que en las otras epocas Con alguna notable excepcion el Socorro de Bahia de Maino o La rendicion de Breda de Velazquez las representaciones de batallas siempre se hicieron a lo largo de la historia de la pintura Mosaico de Issos Batalla de San Romano Batalla de Anghiari para glorificar a la figura heroica de un rey o militar victorioso y destacar los momentos cruciales del enfrentamiento o la victoria Sin embargo las revoluciones contemporaneas ponen a las masas en el protagonismo de la historia mientras que la derrota el mas habitual destino de los humildes aunque desafortunada cobra un rasgo de dignidad no exento de esperanza La represion emerge como un tema heroico que pone al que la sufre el derrotado y no al que la ejerce el poderoso en la posicion del heroe La propia guerra deja de ser enaltecida para ser criticada por la crueldad y miseria humana que origina especialmente a partir de la serie de grabados de Goya Los desastres de la guerra El punto de inflexion es muy evidente en las abundantes representaciones de Napoleon Bonaparte con la dignidad de un emperador romano mientras ocupa el poder y sometido a toda clase de sentimientos y penalidades en las pinturas de historia posteriores En cuanto a la pintura de batallas que habia sido un genero importante desde el Renacimiento siguio disfrutando de una gran popularidad y encargos institucionales incluso se convirtio en una especialidad casi exclusiva de algunos pintores pintura militar pintura de guerra pintura naval 33 aunque por lo general ha sido minusvalorada en la historiografia del arte 34 El gesto en la expresion y en la pincelada Editar Jeanne Hebuterne de Amedeo Modigliani Con el termino gesto se refiere en pintura tanto a la expresion corporal y facial de los hombres o mujeres representados como al trazo de la pincelada que marca como una firma la personalidad del pintor su estilo de una manera tan propia como su paleta Trabajo y trabajadores Editar Los acepilladores de parque Los acuchilladores de parque de Gustave Caillebotte La revolucion industrial la depauperacion de las masas proletarizadas y el surgimiento del movimiento obrero pusieron el mundo del trabajo y los trabajadores en el centro del interes de los pintores como de los literatos muchos de ellos comprometidos politicamente con la izquierda politica o en cualquier caso atentos a la llamada cuestion social Mujeres y ventanas Editar Campesina cosiendo ante una ventana de Van Gogh 35 La ventana fue un recurso de perspectiva usado desde el Renacimiento Enfrentadas ambas son inmediatamente entendidas como una metafora de la libertad El tema de la mujer de espaldas contra una ventana es una innovacion de Caspar David Friedrich que tambien experimento con un contraluz frente al sol de una mujer de espaldas Se han senalado precedentes en el barroco holandes Vermeer en Durero y el renacimiento flamenco y toscano 36 37 La arquitectura en la pintura Editar La Acropolis de Atenas de Ingres La representacion de fondos arquitectonicos arquitecturas es la denominacion convencional habia sido habitual en la pintura medieval y lo siguio siendo en la de la edad moderna pero como un marco de las escenas principales y no como el motivo central 38 Si lo habia sido en uno de los estilos pompeyanos En la pintura contemporanea si que hay ejemplos no muy generalizados de edificios tomados como motivo central de un cuadro del mismo modo que los paisajes naturales en la pintura de paisaje La pintura tema autorreferencial Editar L Atelier du peintre de Courbet 1855 El cuadro dentro del cuadro es un tema presente en la historia de la pintura desde el Renacimiento asi como el autorretrato del pintor especialmente en actitud de pintar algo o incluso pintarse a si mismo ademas de los retratos de unos pintores por otros o de grupos de pintores Los pintores contemporaneos reinterpretan de distintas maneras esta tradicion y en algunos casos la utilizan para ejemplificar sus propuestas conceptuales formales y esteticas convirtiendo esas obras en verdaderos manifiestos 39 Referencias Editar Uso bibliografico de pintura contemporanea y pintura moderna Lafuente Ferrari introduce el tema de nuestra pintura contemporanea destacando a Goya como enlace de una tradicion barroca que en el se transformaria hasta preludiar muchos de los estilos posteriores Expresionismo Surrealismo etc Isabel Garcia de la Rasilla Francisco Calvo Serraller Enrique Lafuente Ferrari y otros Goya nuevas visiones homenaje a Enrique Lafuente Ferrari Amigos del Museo del Prado 1987 pg 32 Jose Ramon Melida Goya y la pintura contemporanea discurso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid 1906 o o 1907 Goya antecedente de la pintura contemporanea Archivado el 27 de julio de 2011 en Wayback Machine Goya y el mundo moderno resena de la exposicion 23 de diciembre de 2008 Joshua Reynolds Seven discourses on Art 1769 1790 texto on line Gutenberg Reynolds utilizo en su texto distintas expresiones como great style o grand style pero la referencia al concepto como grand manner la palabra manner se aplica tambien a las maneras o modales referidos al decorum del retratado es habitual en la bibliografia posterior y en la museistica British and American Grand Manner Portraits of the 1700s National Gallery of Art Grand Manner Archivado el 6 de agosto de 2011 en Wayback Machine Glosario de la Tate Gallery donde se pone en relacion con el termino High Art portrait retrato de Alto Arte John Singer Sargent and the Swagger Portrait Tate Swagger portrait tiene como traduccion directa retrato de pavoneo Fuentes usadas en en Grand manner a b Los cuadros de Turner y Constable respectivamente eran Opening of Waterloo Bridge Apertura del puente de Waterloo y Helvoetsluys La anecdota es citada con variantes por muchas fuentes por ejemplo Ball op cit La frase de Constable citada por H M Antia Numerical methods for scientists and engineers vol 1 pg 615 es estuvo aqui y disparo una pistola En ingles Turner has been here and fired a gun citado en The Telegraph Las dos obras fueron reunidas de nuevo para una exposicion en la Tate en 2009 vease fotografia Language in literature fuente citada en en Decorum Omar Lopez Mato Desnudo de mujer pg 62 Giulio Carlo Argan El arte moderno del iluminismo a los movimientos contemporaneos AKAL 1998 ISBN 8446000342 pg 159 Ricardo Abrantes Araceli Fernandez Santiago Manzarbeitia Valle Arte espanol para extranjeros Nerea 2006 ISBN 8489569363 pg 221 tratar la naturaleza a traves de la esfera del cilindro del cono todo ello situado en perspectiva o sea que cada lado de un objeto de un plano se dirija hacia un punto central Citado por Teresa Rovira Problemas de forma Schoenberg y Le Corbusier UPC 1999 ISBN 8483013231 pg 120 Otros grupos belgas fueron L Essor 1876 1891 Pour l Art 1892 1939 y La Libre Esthetique 1894 1914 L Essor Reglement et liste des membres Bruxelles Imp Lambert Stevelinck Catalogue de la Grande Zwans Exhibition organisee au profit de l œuvre de la presse ouvriers sans travail 1885 spanisharts com Mucha Nouveau Bernhardt Gismonda Archivado el 23 de abril de 2009 en Wayback Machine en trueartworks com Victorien Sardou Gismonda drama en cuatro actos Fuente citada en en Gismonda Ian Johnston An introduction to the work of Alfons Mucha and art nouveau Arthur Lasenby Liberty and the Evolution of the Liberty Style fuente citada en en Liberty department store Vease Categoria Ladrones de arte Tomkins Calvin 1996 Duchamp A Biography Henry Holt and Company Inc ISBN 0 8050 5789 7 fuente citada en en Nude Descending a Staircase No 2 Al pedirle que proporcionara algun texto para su exposicion retrospectiva en la Tate Gallery 1968 respondio con este telegrama NO BIOGRAPHICAL DETAILS BEGIN BALTHUS IS A PAINTER OF WHOM NOTHING IS KNOWN NOW LET US LOOK AT THE PICTURES REGARDS B Ningun detalle biografico Comenzad Balthus es un pintor del que nada se sabe Ahora miremos las pinturas Saludos B Stanislas Klossowski de Rola Balthus 1996 New York Harry N Abrams Inc pg 18 Los grafiteros machacan a Banksy La batalla entre el enigmatico artista urbano Banksy y un legendario grafitero de Londres Robbo se convierte en ofensiva contra el primero en todo el planeta El Pais 16 10 2011 Ficha en la Guggenheim Collection Archivado el 24 de marzo de 2007 en Wayback Machine fuente citada en en Gilbert and George La seleccion de los pintores que figuran en esta lista se ha hecho con el criterio de mantener un minimo equilibrio cronologico de escuelas nacionales y de estilos Aunque es imposible que responda a un consenso valorativo inexistente en este ambito si coincide con los nombres que se destacan en la mayoria de la gran diversidad de los manuales de historia del arte especialmente hasta mediados del siglo XX De los pintores espanoles posteriores a Dali se han incluido unicamente los tres que han recibido el Premio Principe de Asturias de las Artes Antoni Tapies Antonio Lopez y Miquel Barcelo Los cien cuadros mas caros de la historia en artespain com Xavier Rubert de Ventos El arte ensimismado Barcelona Anagrama 1997 Philip Ball La invencion del color The Red Room Harmony in Red by Henri Matisse 1908 Modern Art Explained what do you think en The Times 2 de septiembre 2008 consultado en Times Online en 27 de mayo de 2009 Fuente citada en en The Dessert Harmony in Red The Red Room Ball op cit Uber das Geistige in der Kunst W Kandinsky Primera acuarela abstracta en cv uoc edu idem en Artehistoria La primera acuarela de Kandinsky Centenario de una abstraccion en Pedro da Cruz Uso bibliografico de abstraccion figurativa en espanol y en ingles y de abstraccion no figurativa en espanol y en ingles Uso bibliografico de las expresiones paisaje onirico y bodegon abstracto Noticia en la BBC 21 de diciembre de 2001 Luis Mamerto Lopez Tapia Las mujeres de Picasso Ankum K v 1997 Women in the metropolis Gender and modernity in Weimar culture Weimar and now 11 Berkeley University of California Press ISBN 0520204654 Fuente citada en en Sylvia von Harden Imagen del famoso retrato de 1926 confrontado con un fotograma de Cabaret pelicula Entrevista de Dali con Joaquin Soler Serrano La mas clasica fue un dia que fuimos a ver el Museo del Prado con Jean Cocteau que tenia el espiritu frances mas refinado y al salir habia una rueda de prensa y un periodista salio con la vieja pregunta Si se hubiera quemado el Prado que se hubiera llevado usted Yo imagine lo que iba a decir que era un plagio griego Dijo Me hubiera llevado el fuego Entonces los periodistas se dirigieron a mi Y usted que se hubiera llevado Me puse teatral hice como que reflexionaba y dije Dali se llevaria el aire nada menos que el aire y especificamente el aire contenido en Las Meninas de Velazquez que es el aire de mejor calidad que existe Y naturalmente como el fuego no es un elemento pintable y el aire es el protagonista de la pintura el propio Cocteau cogio dos pajas de coctel y se las puso en forma de bigote inclinando la cabeza ante el divino Dali Hawksley Lucinda Lizzie Siddal Face of the Pre Raphaelites Walker amp Company 2006 ISBN 0 8027 1550 8 Secher Benjamin Ten things you never knew about Ophelia en The Daily Telegraph 22 de septiembre de 2007 Web consultada el 16 de enero de 2008 Brandon Laura Art and War 2008 New York I B Tauris ISBN 1 84511 237 7 13 fuente citada en en Military art Francisco Calvo Serraller Velazquez Goya Picasso Semprun El Pais 09 06 2011 Van Gogh tiene al menos otros dos cuadros con mujeres ante ventanas 1 2 Rooms with a View at the Metropolitan Museum Ficha en Artehistoria Las arquitecturas pintadas fueron una de las opciones elegidas por muchos artistas para resaltar las escenas y los episodios representados en sus cuadros grandes pintores tanto de la orbita mediterranea como del norte de Europa Duccio di Buoninsegna Canaletto Giovanni Paolo Panini Tintoretto Gaspar van Wittel Hubert Robert Maerten van Heemskerck o Hans Vredeman de Vries entre otros Exposicion Arquitecturas pintadas Fundacion Cajamadrid Museo Thyssen Madrid 18 de octubre de 2011 A lo largo de la historia de la pintura la representacion de arquitecturas ha sido una de las herramientas que ha proporcionado al espectador detalles y claves para interpretar las composiciones Estos escenarios especialmente a partir del Renacimiento toman un nuevo rumbo donde se vuelcan conocimientos y teorias se reivindica el estatus del artista para transformarse mas tarde en un instrumento de propaganda y poder en manos de sus comitentes y ya en el siglo XVIII en un genero nuevo que tiene como unico protagonista a la ciudad exposicion correspondiente en el Museo Thyssen Building the Picture Architecture in Italian Renaissance Painting Archivado el 18 de octubre de 2015 en Wayback Machine exposicion en la National Gallery Londres 2014 Eduardo Martinez de Pison ed El paisaje valores e identidades Fundacion Duques de Soria UAM 2010 La pintura general o de paisaje comprende dos ramos localidades y episodios al primero comprenden las secciones Celajes Follajes Terrenos y Edificios las vistas urbanas gozaban de mucha popularidad consideraba la pintura urbana como una de las secciones de las localidades a las que llamaba edificios y que en Mexico era conocida como perspectivas el entrecomillado es citado como Moyssen 1963 Vease tambien arte paleocristiano pintura bizantina pintura gotica Puerta del Paraiso Altar de San Antonio de Padua it Altare di Sant Antonio da Padova Las Cronicas de Nuremberg Joaquin y Ana se encuentran ante la Puerta Dorada Francesco Rosselli Anton van den Wyngaerde Civitates orbis terrarum Pedro Teixeira trampantojo Manierismo vedutismo etc Entender la pintura a traves de los escritores Fue Rimbaud quien sentencio la necesidad de ser absolutamente moderno Pero antes Baudelaire habia establecido las pautas Y todavia estamos bajo su influencia Asi lo considera el escritor italiano Roberto Calasso en su libro La Folie Baudelaire resena y entrevista en El Pais 15 10 2011 Eso empieza mas o menos con Baudelaire sobre todo con el ensayo El pintor de la vida moderna y termina con el texto de Valery sobre Degas Ese es el periodo Todo lo que sucedio antes y despues es diferente Son los dos polos dos escritos esenciales sobre pintura y en medio hay muchas otras personas Huysmans Feneon Thore Zola y otros escritores como ellos que estaban estrechamente conectados con los pintores de su entorno Se conocian Es un periodo especial en el que empieza a formarse esa extrana categoria de lo moderno Y eso es lo que trato de explicar en este libro La idea de lo moderno era algo relativamente exotico en ese tiempo una palabra nueva Hoy es algo obsoleto Pero lo que Baudelaire llama moderno alude a un nuevo tipo de sensibilidad de comprender las cosas Esa sensibilidad se extiende hasta nuestros dias Todavia estamos en medio de ella En el momento en que aparece la fotografia momento que iba a reproducirse infinitas veces mas de lo acostumbrado ya estaba dispuesta para acogerla una concupiscencia oculorum en la que algunos se reconocian con la complicidad inmediata de los perversos El hecho de que todo se convirtiera en sujeto para las imagenes no sucedia antes Esa situacion es a la que el Baudelaire pertenecio La fotografia actuo de forma implicita en el trabajo de Ingres El era un enemigo de la fotografia pero de alguna manera la anticipo Ingres tenia ya cierto tipo de sensibilidad que llega despues con la fotografia Un caso distinto es el de Delacroix quien si usa la fotografia En algunos casos las fotos sirven como referencia para sus pinturas o dibujos Asi es que la fotografia esta muy presente en lo que ocurre en torno a Baudelaire pero eso es solo el signo de un regimen distinto que adquiere la imagen por el hecho de poder ser reproducida en numero indefinido y creando a la vez un nuevo nivel de la realidad Y eso es lo que Baudelaire percibe Baudelaire siguio todos los debates de la epoca sobre si la fotografia debia considerarse un arte o un procedimiento mecanico con utilidad para los pintores Manet y Courbet la utilizaron aunque no siempre lo quisieron reconocer Las reacciones eran diversas y polemicas aunque en su mayoria negativas Les asustaba la fotografia como sucede siempre que aparece algun avance tecnico Pero los sedujo Lo importante es que las propias imagenes cambiaron de situacion en la sociedad Eso esta conectado por ejemplo con los inicios de la publicidad Los anuncios se inventaron por esa epoca Hoy podemos valorar la tremenda importancia que esto tuvo En aquellos anos poca gente ademas de Baudelaire se dio cuenta Lo importante es no aislar la fotografia de lo que yo llamo el reino de las imagenes En El pintor de la vida moderna Baudelaire dice que el artista debe captar esa especie de paso efimero la belleza del momento Y esa es una descripcion de la fotografia Tambien lo es de lo que intentaba que sucediera en literatura Cuando Rimbaud aparecio despues desarrollo como flashes de imagenes y eso era algo absolutamente novedoso Bibliografia EditarCarrassat P F R y Marcade I Movimientos de la pintura coleccion Reconocer el arte Larousse Barcelona 2004 Spes Editorial S L ISBN 84 8332 596 9 Lengerke Ch von La pintura contemporanea Tendencias en la pintura desde 1945 hasta nuestros dias en Los maestros de la pintura occidental Taschen 2005 ISBN 3 8228 4744 5 Ramirez Dominguez J A y otros Historia del Arte Anaya 1986 ISBN 84 207 1408 9Harold osborne 1990 Abstraccionismo Guia del Arte del Siglo XX Alianza Editorial Edicion Castellana S A Madrid 1990 ISBN 84 206 5236 9 Lucie Smith Edward Dorfles Guillo Del Expresionismo Abstracto Al Nuevo Realismo EL ARTE HOY Madrid Espana Ediciones Catedra La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda BARNECHEA Emilio FERNANDEZ Antonio y HARO Juan 1992 Historia del Arte Barcelona Vicens Vives ISBN 84 316 2554 6 CHILVERS Ian OSBORNE Harold y FARR Dennis 1992 Diccionario de Arte Madrid Alianza ISBN 84 206 524 8 ECO Umberto 2004 Historia de la Belleza Barcelona Lumen ISBN 84 264 1468 0 2007 Historia de la Fealdad Barcelona Lumen ISBN 978 84 264 1634 6GALLEGO Raquel Historia del Arte Editex ISBN 978 84 9771 107 4 GoMEZ CACHO X y otros 2006 Nuevo Arterama Historia del Arte Barcelona Vicens Vives ISBN 84 316 7966 2 Grupo Agora Historia del Arte Akal ISBN 84 460 1751 2 MAROTO J Historia del Arte Casals ISBN 978 84 218 4021 4 MARTIN GONZALEZ Juan Jose 1974 Historia del Arte Madrid Gredos edicion de 1992 ISBN 84 249 1022 2 PALOMERO Jesus Historia del Arte Algaida 84 8433 085 0 Enciclopedias de Historia del Arte Summa Artis de Espasa Calpe Ars Magna de PlanetaEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Pintura contemporanea Datos Q25399875 Multimedia Contemporary paintingsObtenido de https es wikipedia org w index php title Pintura contemporanea amp oldid 135264897, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos