fbpx
Wikipedia

Escultura gótica

La escultura gótica es el estilo escultórico que corresponde al periodo gótico del arte occidental, y por tanto se extiende desde finales del siglo XII hasta comienzos del siglo XV por la Europa Occidental cristiana. Este estilo que permaneció durante tres siglos aproximadamente en apogeo, nació en dos lugares de gran prestigio religioso, político y cultural la Basílica de Saint Denis y la catedral de Chartres pertenecientes a la Isla de Francia.[1]

Ángel de la sonrisa, catedral de Reims, siglo XIII. Gótico primitivo.
Escuela de Veit Stoss: Altar Rosenkranz, Liebfrauenmünster en Ingolstadt. Gótico tardío c. 1510.

Fue un tipo de escultura que evolucionó a partir de la románica y que más adelante se «disolvió» en lo que sería la escultura del renacimiento y el manierismo. Durante el renacimiento —cuando los valores clásicos fueron reconsiderados de nuevo—, la escultura de los siglos inmediatamente anteriores era considerada como grosera y basta y se la llamó «gótica», ya que se creía que era fruto de la cultura de los godos, unos bárbaros responsables de la desaparición del Imperio romano. Pero nunca los que vivieron en la época gótica hicieron servir esta denominación, ni mucho menos, se consideraban bárbaros. Al contrario, la aparición del arte gótico fue visto como una innovación y fue nombrado opus modernum ( obra moderna), siendo la escultura una de sus expresiones más importantes. Sin embargo, esta valoración negativa se prolongó hasta mediados del siglo XIX, cuando surgió un movimiento revivalista, llamado neogótico, que hizo recuperar sus valores. A pesar de saber que el arte gótico no tenía nada que ver con los godos, se mantuvo el nombre, seguramente, por tantos años de uso.[2][3]

La escultura gótica nació estrechamente vinculada a la arquitectura, como se observa en la decoración de las grandes catedrales y otros edificios religiosos, pero con el tiempo fue ganando independencia. Durante una primera etapa se cultivó un estilo austero, estilizado, de proporciones alargadas y con una apariencia general hierática, que quería transmitir espiritualidad, alejándose de la anatomía real de un cuerpo. Pero pronto evolucionó hacia un naturalismo más grande, hacia el realismo, a partir de una absorción progresiva de influencias clásicas y una observación más profunda de la naturaleza. A pesar de tratarse de forma independiente, la escultura gótica, incluso en sus etapas finales, continuó estando integrada a la decoración arquitectónica.[2][4]

La historia de la escultura gótica aún tiene puntos oscuros. En algunas épocas hubo una destrucción masiva de monumentos y obras de arte medievales, como por ejemplo durante el movimiento iconoclasta que acompañó la Reforma protestante, y durante la Revolución Francesa. Por tanto, la determinación de la cronología, la genealogía y la distribución y propagación geográfica del estilo presenta muchos vacíos difíciles de llenar. Hay que añadir que cuando el gótico fue bien valorado, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, por desconocimiento, se hicieron restauraciones inadecuadas en muchos monumentos. A pesar de estos problemas, existe una gran colección de esculturas esparcidas por toda Europa, lo que demuestra la intensa producción de los artistas de la época.[5]

Antecedentes teóricos

El estilo gótico fue, en gran parte, resultado de establecer un nuevo vocabulario visual para la representación de imágenes, y del debate que se produjo en torno a algunos conceptos del cristianismo. Uno de los puntos más importantes de este debate fue la validez de la representación de las imágenes sagradas, un problema que databa desde el propio origen del cristianismo. El cristianismo primitivo tenía una aversión hacia la figuración de personajes sagrados, una reserva que había sido heredada de la religión judía que prohibía la creación de imágenes de culto, por temor de caer en la idolatría. Una orden explícita contra este tipo de representación provenía de los Diez mandamientos, ya que el tercero de ellos determina: No tendrás otros dioses delante de mí. Por otra parte, la antigua tradición clásica pagana, que proporcionaba los elementos esenciales para la formulación de la nueva fe, estaba completamente a favor de la representación de los dioses. Estas dos tendencias se mantuvieron en fricción constante durante toda la Edad Media. Una de las primeras declaraciones a favor de la representación cristiana vino del papa Gregorio Magno quien, hacia el año 600, en cartas al obispo de Marsella definió los principios a seguir. El papa decía que, al igual que en las cosas materiales, las imágenes no debían ser adoradas pero tampoco destruidas, porque la representación de escenas de la historia sagrada y de personajes bíblicos eran útiles para la enseñanza de la doctrina a la masa analfabeta, «que podían leer en ellas lo que no son capaces de leer en los libros», y su contemplación podía conducir a la contemplación de Dios. Gregorio tuvo que apelar al punto de vista de Basilio de Cesarea que, siglos antes, afirmaba que «la honra dada a la imagen asciende a su prototipo».

La declaración gregoriana, impulsada por un papa considerado un sabio —más tarde elevado a la condición de Doctor de la Iglesia, lo mismo que Basilio— junto con la contribución de Juan Damasceno, fueron unos argumentos poderosos en la cuestión iconoclastia, cuestión que agitaba a los cristianos desde sus orígenes y que se fue fortaleciendo durante el Imperio Bizantino. Aunque el asunto fue resuelto oficialmente el año 787, durante el Segundo Concilio de Nicea, cuando se legalizó la veneración de imágenes, el debate continuó a lo largo de los siglos siguientes, donde otros prelados escribieron en defensa del arte religioso. Especialmente vinculados a la aparición del gótico aparecieron los escritos de Pseudo Dionisio Aeropagita, un autor con una base platónica a través de Plotino, un neoplatónico muy respetado en Francia durante los siglos IX-X, y que influyó sobre el abad Suger, fundador de la primera iglesia gótica. En este punto, el problema iconoclasta ya fue superado finalmente por una serie de aportaciones teóricas y el arte religioso se consolidó definitivamente.[6][7]

Caracterización

 
Pórtico de la catedral de Chartres.

Comienza siendo tan dependiente del marco arquitectónico como en el periodo románico, con paulatinos cambios: el abandono de los capiteles para los relieves narrativos que pasan a ser soportes decorativos la mayoría de las veces muestran fauna y flora de la región; las arquivoltas de los pórticos pasan de ser decoradas en sentido radial para serlo en el sentido de los arcos (ahora apuntados); el altar mayor dispondrá de retablos cada vez más complejos, que pueden ser pictóricos o escultóricos habitualmente de madera policromada, sin olvidar que la policromía acompañaba también a la escultura en piedra. Las esculturas de bulto redondo empiezan a independizarse de las paredes y a hacerse cada vez más autónomas. Las adosadas a las columnas y parteluces se hacen más esbeltas y dinámicas. Se considera a las del pórtico oeste (el llamado real) de la catedral de Chartres (hacia 1145) el ejemplo más temprano del gótico, y significaron una revolución en el estilo y un modelo para generaciones de escultores, que parecen provenir, en la gran mayoría, de la región de Borgoña. La influencia de los modelos clásicos se evidencia en el tratamiento de los pliegues de las túnicas como en el grupo de la Visitación de la catedral de Reims.[8]

André Malraux hizo uno de los análisis mejores sobre la Virgen de la Visitación de esta catedral:

 
Detalle de la Virgen de la Visitación en la catedral de Reims.
Es cierto que Reims no ignoraba lo antiguo, y las vestiduras del Maestro de la Visitación tienen numerosos precedentes [...]. En la Visitación el artista pliega al principio a la antigua una tela gótica. Son góticas las bases de las dos estatuas, su gesto. Son antiguos los pliegues del traje de la Virgen y los planos fundidos de los labios, la curva ornamental del mentón, los cabellos, el óvalo de la cara, pero no el ligero temblor de la nariz humanizado por una premeditación tanto más evidente cuanto que el escultor pasa necesariamente por la nariz derecha de las estatuas antiguas para llegar a la línea sensible de la Virgen. Tampoco el hueco de la nuca ni sobre todo la línea prominente de la frente: es el ángulo de la frente y la nariz, que reemplaza al paralelismo antiguo (casi invisible de la frente) lo que hace que la Virgen pierda un aspecto de patricia cuando se la rodea. La nariz deja entonces de ser el eje vertical sobre el que se construye la cara; y la mirada es sugerida por la masa vertical de la frente, a pesar de la técnica romana de los ojos globulares. Este perfil francés busca en la antigüedad solamente lo que el Maestro de la Coronación encontraba en la amplitud de su dibujo y el Maestro de los Ángeles en la sonrisa: un medio de despersonalización.[9]
 
Imágenes de apóstoles en el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela.
 
La Anunciación, tabla del retablo mayor de la catedral de Toledo.
 
Pórtico de la catedral de Bamberg, detalle a la derecha.

La expresividad cambia, haciéndose menos hierática y más emotiva, reflejando sentimientos (dolor, ternura, simpatía), acentuando la tendencia del último románico (por ejemplo el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela), y en el contexto de una nueva mentalidad, más urbana y próxima a los conceptos filosóficos de hombre y naturaleza en la filosofía escolástica y la renovación de la espiritualidad —herejías medievales, san Francisco de Asís—. Por ello la representación de las escenas de la vida de Cristo se hacen desde una perspectiva más humana, con el fin de acercarlo a la experiencia vital de cada fiel: desde el Nacimiento hasta la Crucifixión de Cristo se reflejan sentimientos y emociones. El Cristo crucificado pierde la rigidez y se representa un cuerpo más pesado y que sufre. La representación de la Virgen María, sola o con el niño como Madre de Dios o Theotokos, suele hacerse más femenina y maternal, con una suave y elegante curva compositiva, las figuras dialogan y transmiten sentimientos. En contraste con las vírgenes del románico Sedes sapientiae, que tienen un papel reducido a ser un mero trono donde Cristo se sienta para gobernar al mundo. La Virgen blanca de la catedral de Toledo es un ejemplo de los cambios que se producen. Los retablos, generalmente en madera, son las obras más originales de la escultura gótica. Son una nueva forma de contar, ya no simbólica como en el románico, sino prefiriendo representar de un modo narrativo y naturalista —incluso anecdótico— cada una de las escenas. La Coronación de la Virgen fue uno de los temas mariológicos más frecuente a partir del siglo XII, esta representación simbolizaba el triunfo de María pero a la vez el de la Iglesia y se encontraba reforzada por los textos del Cántico de los cánticos y del Libro de los Salmos que se leían durante la liturgia de las fiestas marianas. En el siglo XIII se encuentra está representación en muchos tímpanos de las portadas de diferentes catedrales francesas y castellanas como las de la catedral de Ávila o la Colegiata de Santa María la mayor de Toro. En Cataluña es muy corriente su utilización en la clave de bóveda y en retablos.[10]

Los monumentos funerarios muestran la progresiva importancia que va adquiriendo el hombre, frente a la exclusividad de las representaciones religiosas en el periodo anterior. El individualismo, la perpetuación del nombre son conceptos precedentes al renacimiento. Del mismo modo la representaciones de los donantes, que son retratos de los que contribuyeron o promovieron la construcción, representan una innovación de la época. La escultura gótica coincide en algunas características con la pintura gótica pues en ambos casos son representaciones del arte figurativo. En cuanto a la temática de ambas, sigue siendo casi exclusivamente religiosa, aunque es posible encontrar algunas manifestaciones que no lo son del todo, como en los retratos, mostrando la acentuación del individuo en la sociedad y apertura hacia los asuntos mundanos. En Alemania aparecerá por primera vez desde la Antigüedad clásica una escultura ecuestre de bulto redondo, el Jinete o Caballero de Bamberg (1240, en la catedral de Bamberg. En cambio, el arte cisterciense, una de las corrientes espirituales y estéticas que representan la esencia del gótico inicial, basada en las ideas de Bernardo de Claraval), es un movimiento casi iconoclasta, pues rechaza la utilización de esculturas y pinturas en los monasterios —aunque las justificaba en las parroquias—. En el capítulo de 1213 se aceptó que podía decorar los oratorios cirtercienses como única imagen la del Cristo Salvador.[11]

Cronología

Gótico primitivo

 
Tímpano de la basílica de Saint-Denis, circa 1137-1144, ejemplo de gótico primitivo.

La prueba del éxito de la escultura es la gran proliferación de representaciones sagradas que se produjeron durante la fase final del románico. Entre los siglos XI y XII, se establecieron un conjunto de motivos temáticos y unas formas que eran las más adecuadas para transmitir la doctrina religiosa. Ya en el siglo XII, la aparición de la principal iconografía románica, la de la decoración de los tímpanos, coincidió con la llegada de los primeros ejemplos del gótico, junto con la introducción del arco apuntado y el arbotante en la parte arquitectónica.[12][13]

De hecho, los programas iconográficos románicos ejercieron una gran influencia sobre los góticos, que se convirtieron en una evolución natural de aquellos. Por tanto, la distinción estilística entre la escultura románica y gótica más primitiva, a menudo, es muy sutil. En cuanto a las primeras esculturas góticas, las innovaciones más evidentes se aplicaron en las arquivoltas y las columnas laterales de las portadas. En ellas se observa una tendencia creciente a establecer una organización menos compacta de las escenas, más abierta y racional, y un alargamiento de las proporciones de las figuras, siguiendo la tendencia a más verticalismo de los edificios. Desaparece las composiciones opresivas de los condenados de los tímpanos y las estatuas se alargan siguiendo el ritmo arquitectónico del arco, siendo el tímpano de la basílica de Saint Denis[12][14]​ uno de los primeros que presenta esta disposición.

Iconografía

 
Tres de las cinco vírgenes necias que muestran su dolor, en la catedral de Magdeburgo c. 1250
 
Tres de las cinco vírgenes prudentes mostrando su alegría en la catedral de Magdeburgo. c.1250

En general, la distribución de imágenes deriva de la herencia románica establecida y seguía el siguiente esquema: sobre la entrada principal había siempre una escena con Cristo, a menudo la del Juicio Final, la de Cristo en Majestad o la de la Crucifixión; en las arquivoltas había figuras de santos y ángeles; en las columnas y frisos se representaban los apóstoles y otras figuras del Antiguo Testamento, figuras históricas más recientes como, por ejemplo, mártires de la fe o algún santo patrón y a veces, alegorías, como las «cinco vírgenes prudentes» y las «cinco vírgenes necias» personificaciones de una de las parábolas,[15]​ más populares en la Edad Media con una enorme influencia durante toda la época del arte gótico y que fueron representadas en diversas portadas de catedrales en Francia y Alemania como en la de catedral de Magdeburgo, de Berna, de Estrasburgo, de Reims o de Basilea. Si la iglesia poseía entradas secundarias, sus tímpanos podían estar decorados con alguna escena de la vida de la Virgen —el culto de la cual aumentó en este periodo—, o con algún acontecimiento de la vida del santo patrón de la propia iglesia. Lejos de ser decisiones arbitrarias, las imágenes de la iconografía gótica fueron cuidadosamente seleccionadas para formar un programa coherente para el observador, hacían ilustrar la evolución de la fe desde su fundación por parte de los patriarcas hebreos, hasta el advenimiento de Cristo. Jesucristo era representado con su doctrina de la redención y desde un punto de vista teológico, en la apoteósis del Reino de Dios se hacía una condena apocalíptica del bien y del mal.[16]

En el gótico, los motivos que se encontraban en la tradición iconográfica románica también comenzaron a modificarse. Hasta entonces, la escena que más aparecía en los portales de las iglesias era la del Juicio Final, con especial énfasis en los tormentos que en el infierno esperaban la llegada de los infieles. Desde mediados del siglo XI, París se había convertido en el centro teológico y cultural mayor de Europa, con la presencia de grandes filósofos como Pedro Abelardo y Hugo de San Víctor y la realización de diversas escuelas que se unieron para crear, hacia el 1170, la Universidad de París. En este ambiente académico más liberal, relativamente independiente del control de la Iglesia, ganó terreno una filosofía más humanista. También se desarrolló la doctrina del purgatorio, que ofrecía un escape del infierno a través de una etapa de depuración preliminar a la ascensión al cielo. Al mismo tiempo, la Virgen y otros santos empezaron a ser considerados grandes abogados de la humanidad ante la justicia de Cristo. En este proceso, la vieja tendencia de la fe cristiana de corregir al pecador mediante el miedo y la amenaza con la condena eterna, se vio atenuada por las opiniones que resaltaban la misericordia antes que la ira divina. Así, las escenas del Juicio continuaron siendo un motivo frecuente, pero ahora comenzaron a ser diseñadas para enfatizar el orden, la esperanza y la justicia, para mostrar el camino de la salvación mediante el arrepentimiento y la intercesión de los santos. La propia verticalidad de las catedrales góticas y la abundancia de grandes ventanales, que hacían posible una profunda penetración de la luz a todo el interior, contrastaba con las formas más pesadas y los ambientes más oscuros de la arquitectura románica; estas características han sido interpretadas como un recurso formal que reflejaba un nuevo impulso espiritual más optimista.[3][17]

Decoración de las fachadas

 
Pórtico Real de la catedral de Chartres.

El gótico primitivo se mantuvo esencialmente como un fenómeno francés, concentrado en la región de París, y el primer edificio importante que incorporó esculturas fue la Basílica de Saint-Denis. Entre 1137 y 1144, Suger, su abad, impulsó la reforma de un edificio románico existente y lo decoró con una gran riqueza. Saint-Denis es especialmente importante porque es la necrópolis de los reyes de Francia, es un monumento de la dinastía carolingia y al mismo tiempo, se convirtió en el símbolo de la consolidación de la monarquía francesa, un proceso en el que Suger tuvo un destacado papel en su calidad de consejero del rey y regente de Francia durante la Segunda Cruzada. Además, la basílica fue un relicario monumental de San Dionisio, apóstol y mártir de Francia, patrón de París y protector del reino; Suger deseó que fuera el lugar de peregrinación más importante de Francia, y este lugar está revestido de significación espiritual y política. Para Suger, que había sido influido por los escritos del Pseudo Dionisio Areopagita, la ornamentación de la iglesia —con objetos de oro, piedras preciosas, vidrieras, pinturas y esculturas—, era un instrumento educativo muy valioso, una manera de presentar de manera visual la doctrina al pueblo y hacer más fácil su comprensión. La organización clara de la escena del tímpano muestra una clara diferencia con las disposiciones de los conjuntos románicos y sus estatuas que hacían de columnas, representaron también una importante innovación.[18][19]

 
Portada central del pórtico oeste de la catedral de Laon.
 
Puerta del Sarmental de la catedral de Burgos.

Las novedades propuestas por Suger para la arquitectura y la decoración de las fachadas, con el apoyo del gran prestigio de París como centro cultural, artístico y universitario, comenzaron a expandirse a otros lugares como la catedral de Chartres, que se inició el año 1145, la portada occidental de esta catedral contiene el grupo de esculturas de la primera etapa del gótico más importante y que todavía está en buenas condiciones. Sus esculturas tienen un diseño cilíndrico muy alargado y funcionan como un eco del énfasis vertical del edificio, aun así, sus formas siguen mostrando la herencia románica en cuanto tratamiento lineal de los vestidos y las actitudes rígidas. Las caras, sin embargo, muestran un tratamiento muy naturalista que contrastan con el diseño esquematizado del románico.[18][20]

Tanto las esculturas de Saint-Denis como las de las fachadas de Chartres fueron en gran parte destruidas, mutiladas, sustituidas o mal restauradas en los últimos tiempos, impidiendo la comprensión completa de sus programas iconográficos. Pero la catedral de Laon (c. 1165), que sobrevivió sin daños importantes, proporciona un conjunto completo y original del gótico más primitivo. Otros buenos ejemplos, un poco más tardíos, son las catedrales de Bourges y de Le Mans, con diferentes grados de conservación.[21]​ La producción de la escultura gótica destaca por la cantidad y la variedad; solamente en Chartres la fachada cuenta con más de dos mil piezas.[16]​La influencia fuera de Francia de los pórticos de sus catedrales tienen una repercusión clara en la portada del Sarmental de la catedral de Burgos.[22]

Gótico clásico

 
Relicario de los Reyes Magos en la catedral de Colonia, obra de Nicolás de Verdún.
 
Pila bautismal de Renier de Huy.
 
Detalle de los retratos de Ekkehard II y Uta von Meißen, en la catedral de Naumburgo; todavía conservan la policromía original (c. 1240-1260).

Hacia el 1200, el estilo original se transformó impulsado por el creciente interés por el naturalismo, es la segunda etapa de la evolución del gótico, llamada gótico clásico, pleno o protogótico.[23][24]​ En esta transición tuvieron un papel importante los artistas del valle del Mosa, y de forma especial Nicolás de Verdún y Renier de Huy, los primeros grandes maestros de la historia de la escultura gótica, que destacaron por sus trabajos de orfebrería y bronce.[19]

En las catedrales de Reims, Amiens y Notre-Dame de París, el estilo gótico quedó fuera de la influencia románica y sus estatuas presentan un naturalismo bastante avanzado; las esculturas son independientes de las columnas. En este periodo de la Edad Media apareció por primera vez el uso del contrapposto; este recurso técnico pretendía dar más gracia y movimiento a las imágenes, que eran presentadas en actitudes más dinámicas y se realizaba un tratamiento de los volúmenes anatómicos que, en muchos casos, ya no quedaban ocultos por la ropa. El contrapposto gótico, visto desde el exterior, difería del clásico por una apariencia más pronunciada que no era el resultado del tratamiento anatómico; era más ornamental.[21]​Al mismo tiempo que en las escuelas de filosofía se enseñaba el humanismo, se volvían a definir los principios fundamentales de la fe; este contexto cultural hizo posible la absorción de elementos artísticos de la antigüedad clásica, suavizando la estricta ética que guio el pensamiento moral a lo largo de los siglos anteriores. Estos cambios dirigían el entorno cultural hacia un laicismo mayor que favorecía un desplazamiento del interés desde una dimensión sobrenatural hacia una más humana.[4]​ También se recuperó el valor de la belleza pura de las formas, que se había perdido desde la antigüedad, teniendo en cuenta, como decía Santo Tomás de Aquino, que la belleza estaba íntimamente asociada con la virtud y la plena expresión de su naturaleza esencial.[25]

Del reino de Dios al naturalismo de la verdad

Durante el siglo XIII, en términos técnicos, la tendencia general de la escultura se concretó en una liberación, en más autonomía respecto la arquitectura, aunque manteniendo una estrecha relación con el contexto arquitectónico, de manera que los grupos tendían a preservar un notable sentido de unidad y armonía. En cuanto a la forma, ésta se decantó hacia un estudio más detallado de la naturaleza, tratando de reproducir los efectos lumínicos (luces y sombras), las texturas de los tejidos, los sutiles matices de la expresión de los rostros, la frescura de la juventud y las marcas de la vejez. Parece que todos los objetos se convirtieron en vehículos de la belleza y eran dignos de ser representados. Según Arnold Hauser aquí se completó:

...la gran transición del espíritu europeo del Reino de Dios en la naturaleza, las cosas eternas en el entorno inmediato, los grandes misterios escatológicos en los secretos más inofensivos del mundo creado. (...) La vida orgánica, que después del fin de la Antigüedad había perdido todo el sentido y el valor, volvió a ser honrada, y las cosas individuales de los temas sensibles se plantean ahora como un arte que ya no requiere explicaciones sobrenaturales. No hay mejor ilustración de este hecho que las palabras de Santo Tomás de Aquino: "Dios se deleita en todas las cosas, en cada cual de acuerdo con su esencia." Ellas son el epítome de la plena justificación teológica del naturalismo. Todas las cosas, por más pequeñas y fugaces que sean, tienen una relación inmediata con Dios, todo expresa la naturaleza divina a su manera y por lo tanto gana valor y significado también para el arte.[26]

El cuerpo humano

Dentro del proceso de valoración de lo que es natural, el cuerpo humano salió especialmente beneficiado ya que, hasta entonces, era visto como «una masa de corrupción, polvo y cenizas», como dejó escrito Pedro Damián en el siglo XI en su obra De laude flagellorum. Esta aversión al cuerpo era una nota omnipresente en la cultura religiosa anterior y cuando se representaba el desnudo humano prevalecía una estilización que minimizaba su carnalidad, pero el esquema simbólico del románico y del gótico primitivo fue abandonado definitivamente y en poco tiempo, se consiguió el naturalismo de una manera que no se veía desde el antiguo arte griego y romano. La figura real de Cristo —antes representada fundamentalmente como un juez, rey y Dios—, se humanizó y la adoración de su humanidad llegó a ser considerada el primer paso para conocer el verdadero amor divino. La conquista del naturalismo fue uno de los hitos más importantes del gótico, haciendo posible progresivamente una evolución hacia el renacimiento, hacia la mímesis artística y la representación de la dignidad del hombre en su belleza ideal.[27][28]

 
Adan, que originalmente estaba en la fachada de la catedral de Notre-Dame de París, c. 1260.

Como dijo Ladner:

... a finales del siglo XI, la espiritualización había llegado a un clímax más allá del cual era imposible continuar, por lo que la primera mitad del siglo XII representó un punto de inflexión en la historia de la imagen del hombre en el arte cristiano, así como el desarrollo de la doctrina de la semejanza entre la imagen del hombre y la de Dios.[29]

Nuevo orden de valores

Sería erróneo suponer que en esta época el naturalismo ya representaba una liberación de los dictados de la iglesia y la abolición radical del interés por la espíritu. La escultura, con otras artes, se manifestó en una dualidad constante, en busca de una fórmula, de un compromiso entre los dos extremos. Si, por un lado, la atención a la naturaleza obligó a un avance extraordinario de la técnica escultórica que permitía imitar con un gran parecido las formas naturales, por otro, existía una tendencia a fragmentar la totalidad de la obra, de manera que las partes recibían más atención que el todo, un sentido de unidad, sólo se volvería a alcanzar al final de esta fase del gótico.[26][30]

Los factores que caracterizaron este cambio de enfoque fueron la disolución del conservadurismo cultural y el desarrollo de un interés genuino por todo lo que era nuevo. Los cronistas de la época expresaron su entusiasmo por la aparición de un nuevo orden de valores, el cual permitiría la construcción de una sociedad más equilibrada, en la que el bienestar material se convirtió en una meta alcanzable, aunque —cabía suponer— debían prepararse para la salvación del espíritu. Y se reforzó la idea de que la humanidad se había renovado en Cristo, la gente ya no tenía que vivir tan oprimida por el peso de la mortalidad y el pecado, pudiendo expresar sin culpa la belleza, la vitalidad y la alegría.[31][32]​ Estas tendencias naturalistas, no aparecieron todas al mismo tiempo y en todos los lugares; se conservaron tradiciones locales que aportaban a la obra rasgos diferenciales, a veces más arcaicos o exóticos si había un contacto con otras escuelas extranjeras. Por otro lado, la presencia de un maestro destacado, con una personalidad artística más definida, contribuyó a dirigir el estilo hacia alguna tendencia en concreto, aunque en los primeros tiempos de la escultura gótica, la mayoría de los escultores eran anónimos.[26][33]

Temática simbólica

La representación en la escultura gótica, especialmente la que decora o decoraba las iglesias, eran de animales, reales o fantásticos, tema que ocupaba un lugar importante dentro del pensamiento medieval. Junto con la decoración ornamental de motivos vegetales, era frecuente incorporar imágenes del cordero y el pescado —como símbolo de Cristo—, la paloma —que representaba el Espíritu Santo—, los animales asociados a los evangelistas —toro, águila y león—, y animales míticos como el grifo, el dragón o el basilisco, todos con significados simbólicos que se asociaban con una lección moral.[34]

La forma de la gárgola se utilizó muy a menudo en la arquitectura de las catedrales como solución para drenar el agua. Según algunas tradiciones, tenían el poder de ahuyentar los malos espíritus, pero su verdadera interpretación aún presenta muchas lagunas. Además, la representación de animales fantásticos ofrecía libertad al artista ante la censura eclesiástica, era la manera que poseían los escultores para dar formar a su fantasía e impulsados por determinados estados de ánimo, expresar lo que querían con una gran variedad de formas extravagantes, de un gran efecto plástico.[35]

Hacia el 1250 la escultura arquitectónica ya mostraba signos de declive y fue sustituida por una decoración abstracta o floral; ganaron importancia la estatuaria independiente, los relicarios, de una forma especial, los monumentos funerarios y las tumbas privadas. Dos características innovadoras de este último género, en particular, fueron la creación de pequeñas figuras que eran colocadas en nichos, habitualmente en una actitud yacente, y el intento de representar la verdadera cara de los difuntos. Antes de finales del siglo XIII, el gótico se había extendido por Alemania, la península ibérica, Inglaterra e incluso había llegado a Italia y Escandinavia, dando paso a la siguiente fase llamada gótico internacional.[20]

Gótico internacional

 
Detalle de un Cristo, circa 1380. Polonia.
 
Una piedad circa 1400

El llamado gótico internacional, comprende el periodo entre mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XV, con su punto álgido hacia el año 1400, que fue cuando el estilo se convirtió en la lengua vehicular del arte europeo, con un gran movimiento de artistas y de intercambios entre las escuelas regionales. Pero cuando se habla de internacional no implica que el estilo se convirtiera en homogéneo. Por el contrario, la aparición de grandes centros urbanos en varios países, todos con tradiciones propias, generó un panorama de una gran diversidad, además, la existencia de clientes ricos permitió el cultivo de una amplia gama de nuevas posibilidades artísticas.[36][37]

Nuevo espíritu religioso

La escultura de este periodo no fue monumental, salvo casos esporádicos, y se centró en la realización de altares portátiles y de retablos. El siglo XIII se caracterizó por la aparición de una retórica naturalista derivada de la explotación de las apariencias superficiales de los objetos —aunque su fundamento haya sido metafísico—. La escultura de este estilo internacional siguió, por una parte, esta tendencia y por otro, dio lugar a un nuevo enfoque que sirvió como referente de una devoción moderna, en el que se convertiría en un renacimiento religioso que se inició en el seno de las órdenes mendicantes y que pronto se extendió entre los laicos.

 
Madona de Krużlowa, que presenta el típico contrapposto del gótico, ejemplo del tipo «bella Madona». Museo de Erasmus Cioleka, en Cracovia.

Esta «devoción moderna» era más introspectiva e íntima, pero también un éxtasis místico del fervor colectivo. Esto supuso la multiplicación de obras con temas dramáticos, como las escenas sobre la Pasión de Cristo y las «piedades», que conllevaba un atractivo emocional más inmediato y un carácter confesional y penitencial. Aunque sin explorar, estos aspectos estaban vinculados a la popularización de la doctrina sobre las indulgencias y el purgatorio y el concepto de la salvación como un problema, en esencia individual y subjetivo, por contraste con las ideas sobre una escatología colectiva que habían prevalecido anteriormente.[36][38]

Contexto social y económico

Esta nueva iconografía, donde las imágenes de la muerte y el sufrimiento eran comunes, también reflejaban una situación social inestable y llena de paradojas, cuando las guerras eran comunes, la vida cotidiana del pueblo estaba marcada por una violencia gratuita, el hambre era una sombra constante, las frecuentes revueltas populares contra unos impuestos abusivos eran reprimidas con rigor y las epidemias diezmaban a la población —la Peste Negra de 1347-1351 se calcula que provocó la muerte de un tercio de la población europea—. La misma gente que seguía una procesión religiosa con lágrimas en los ojos, al terminar, podían reunirse en la plaza del pueblo y deleitarse con una ejecución pública, donde no faltaban muestras de crueldad.[39]

Sin embargo, otros factores contribuyeron a llevar la diversidad al gótico internacional, un periodo que marcó, según Johan Huizinga, «el inicio del fin del mundo medieval».[36]​ La clase media creció, se organizó y comenzó a administrar amplios sectores de los asuntos públicos. El sistema feudal declinó y fue reemplazado gradualmente por un modelo económico protocapitalista dominado por los valores de la burguesía, clase social que, de hecho, se convirtió en la vanguardia cultural de la época y tuvo un papel principal en el patrocinio de las artes. El individualismo que caracterizaba esta nueva economía, junto con el nacimiento de una nueva cultura urbana que se alejaba de los valores tradicionales y formulaba otros más dinámicos, favoreció la aparición de un gran movimiento social que quedó reflejado en las artes con la presencia de aspectos más realistas, con intereses sobre detalles mundanos y de carácter privado. En este sentido, es ejemplar la profusión de retratos que a menudo entraban en caracterizaciones psicológicas inéditas hasta entonces.[30]

Paralelamente, hay que considerar la persistencia de una sofisticada cultura cortesana tipificada en la corte francesa de los Valois, que fueron los mecenas más importantes de la época. Una cultura inspirada en las tradiciones de la caballería y de los ideales del amor cortesano, que impulsó e inspiró la producción escultórica en esta fase, caracterizada por un carácter ornamental pronunciado, que enfatizaba las vestimentas, la rica textura y la elegancia de gestos. Hay que detallar que la prevalencia de este código también estaba presente en el arte que es consumía en otros contextos de la nobleza que seguían fórmulas más convencionales.[36][37]

Prácticas artísticas y religiosas

 
Relicario arqueta de Sant Cugat gótico del siglo XIV.

En este sentido, se consolidó la creación de la tipología denominada «bella Madona», una de las más apreciadas del gótico internacional. Su función y origen exactos es sujeto de debate, pero parece haber derivado tanto de la órbita de la cultura cortesana como de la popular —que encarnaba un ideal de belleza atemporal— y la fusión de la gracia más clásica de la nobleza con la piedad más sentimental del pueblo.[40]

Otro aspecto de las prácticas artísticas y religiosas que cabe mencionar se refiere a la resurrección de las fórmulas de períodos anteriores. La ola de grandes manifestaciones de devoción que se produjeron durante el gótico internacional quedó intensamente reflejada en la producción de relicarios y estatuaria de culto; muchas de las imágenes sagradas que se realizaron eran copias directas de un prototipo famoso, la veneración del cual ya era antigua. Se apreciaba una clara relación con la imagen original y se le añadía un carácter nuevamente arcaico. Y lo que es más importante, se le daba un carácter sagrado más auténtico, sobre todo cuando se podía reforzar con el apoyo de alguna leyenda popular; como, por ejemplo, que ciertas estatuas muy conocidas se habían multiplicado milagrosamente y realizaban milagros también a través de sus copias. Cabe decir, que si las copias no estaban vinculadas a ningún folclore específico, se esperaba que tuvieran los mismos privilegios y poderes que el original. Este historicismo estuvo aún más marcado en la transición hacia el gótico tardío.[40]

Gótico tardío

 
 
Retablo con paneles laterales plegables.

El gótico tardío es la fase final del estilo gótico, pero no fue una etapa de decadencia. La transición se produjo de una manera suave y gradual y fue en esta etapa cuando se realizaron algunas de las obras góticas más ricas y complejas. Finalmente el estilo desaparece para dejar paso al renacimiento y al manierismo. El gótico tardío se desarrolla aproximadamente entre mediados del siglo XV y mediados del XVI, y, en relación al naturalismo y el internacionalismo, representa el coronamiento del que se había logrado en la fase anterior.

Hay unas diferencias bastante significativas en la sociedad europea de la época, que pueden contribuir a explicar la transformación artística. En economía, la apertura de nuevas rutas comerciales y de grandes viajes modificó el eje del comercio internacional entre las naciones de Europa Occidental. Portugal y España se erigieron como potencias navales, seguidas por Francia, Inglaterra y los Países Bajos. El oro y otras riquezas de las colonias americanas, africanas y asiáticas llegaban a estos países en cantidades nunca vistas y entre otras cosas, permitió una verdadera explosión en la promoción de las artes.

El Saco de Roma de 1527 causó la huida de muchos intelectuales y artistas italianos. Este fenómeno significó la difusión a gran escala de la tradición clásica-renacentista italiana, ya que el gótico italiano hacía tiempo que había sido superado. Se produjo una activa circulación de obras de arte italiano y de textos clásicos. La imprenta con tipos móviles, recién inventada por Gutenberg, permitió la difusión de la cultura en general —en particular de los textos humanísticos— de una manera mucho más eficiente, rápida y generalizada entre todos los países. Así, varios elementos estéticos provenientes de Italia se convirtieron en elementos con presencia en la mayor parte de lugares donde el gótico existía todavía con fuerza y que originó una multiplicidad de corrientes eclécticas.Los cambios de gusto cambiaron y fueron varios los monarcas no italianos que solicitaban a artistas de esta nacionalidad para trabajar en sus cortes, como Andrea Sansovino llamado por el rey Juan II de Portugal o Pietro Torrigiano que trabajó para Enrique III de Inglaterra.[41][42][43]

Otra tendencia evidente del período fue desarrollar un gusto por la máxima sofisticación, donde se nota de manera notable es los grandes retablos con varias escenas yuxtapuestas, que sustituyeron a las portadas de la fachada, como forma de ilustración didáctica de la doctrina en un gran panel narrativo, la propia estructura de los retablos, enmarcaban las escenas en estructuras arquitectónicas, a menudo recordando una fachada de iglesia. Así como los portales, estas grandes estructuras presentaban un programa iconográfico claramente organizado, con la ilustración de la jerarquía divina que tenían un reflejo en la tierra, bajo la forma de la iglesia instituida con el Vicario de Cristo como su líder, además de sus ministros y los creyentes. Estos retablos eran ofrecidos en general por la comunidad y por tanto, tenían un significado además de religioso, social, porque servían como símbolos de la identidad de esta comunidad, cuanto más ricos y grandes, más prestigio daban a la ciudad o a la congregación. La mayor parte de los retablos poseían paneles plegables laterales, que se abrían en las grandes solemnidades religiosas, junto a la representación de Cristo, los ángeles y los santos, presentaban también las figuras del pueblo y de la jerarquía civil, algunos estaban ejecutados combinando las imágenes con unas complicadas filigranas de tracería de talla de madera. Escultores de centro Europa fueron los que más aplicaron este estilo, aunque las composiciones monumentales para retablos también llegaron a los reinos de España, por ejemplo el retablo mayor de la catedral de Toledo o el de la Cartuja de Miraflores realizado por Gil de Siloé.[44][45]

Iconoclastia protestante

El período final del gótico sufrió las consecuencias de unos actos lamentables provocados por la crisis iconoclastia que impulsó la Reforma protestante. Los reformistas pusieron fin a la unidad del cristianismo, uno de los factores que más contribuyeron a la cohesión cultural de Europa y propusieron nuevos conceptos religiosos que afectaron a la representación escultórica. Las directrices se inclinaban hacia la condena sumaria de la representación sagrada y provocó varios episodios de destrucción masiva de las imágenes sacras, fueron expoliados muchos templos convertidos al protestantismo, con tesoros de arte de incalculable valor. Un testigo de Gante, documentado el 1566, explica que los incendios que quemaban las imágenes se podían ver a más de 15 kilómetros de distancia.[46]

 
Grabado de Erhard Schön que muestra un episodio de iconoclastia, c. 1530.

Los países católicos no tuvieron este problema porque el Concilio de Trento reafirmó la importancia del arte sacro, pero no pudieron escapar del debate internacional que se desató en torno al papel de las imágenes de culto. Finalmente, se consiguió establecer un equilibrio entre la función devota —con el reemplazo de la imagen divina—, y el carácter de obras de arte por derecho propio. Aunque Lutero había intentado mantener una actitud conciliadora, admitiendo la posibilidad de preservar ciertas imágenes como testigos de la historia sagrada, otros dirigentes reformistas se mostraron inflexibles. Esta destrucción a gran escala del arte religioso es uno de los factores que ocupan el estudio especialmente complicado de este período que, en otro sentido, hizo posible la formulación de una nueva teoría estética que sería una de las bases del concepto moderno del arte.[47]

Según Hans Belting:

Lutero, que defendía el razonamiento de la religión en la vida fue, sin duda, un testimonio de la causa de lo que se llamó «el nacimiento de la era moderna a partir del espíritu de la religión.» La religión, aunque anteriormente se había afianzado a través de combates, ahora ya no era lo mismo. Luchaba por el espacio que ocupaba hasta entonces pero, finalmente, se le adjudicó un lugar separado de la sociedad, como la que estamos acostumbrados en la actualidad. El arte fue aceptado o bien fue excluido, pero dejó de ser un fenómeno religioso en sí mismo. En el ámbito del arte, las imágenes simbolizaban las nuevas exigencias secularizadas de la cultura y la experiencia estética. En este sentido, fue rechazado un concepto unificado de la imagen, pero la pérdida fue encubierta por la etiqueta de «arte» que hoy se aplica de manera general.[47]

Francia

 
Detalle del Pozo de Moisés de Claus Sluter.
 

El gótico de los dos primeros periodos, fue una iniciativa, principalmente, del arte producido en Francia, incluso cuando ya tuvo más presencia en otros lugares. Como se perdieron las primeras esculturas realizadas en la basílica de Saint Denis, las estatuas-columnas de la catedral de Chartres son las muestran de los primeros rasgos característicos del naturalismo gótico. En la catedral de Reims, las esculturas poseen una estilística más cercana a la de la figura humana, con las vestiduras que se adaptan al cuerpo, con actitudes y expresiones que reflejan emociones y sentimientos.[48]​ A partir de mediados del siglo XIV, de acuerdo con la tendencia general europea, se redujo la producción de esculturas monumentales y se realizaron más las de pequeña dimensión. Se enriqueció la temática presente en las estatuas de devoción, con la creación de vírgenes con niños y crucificados, ejemplos que muestran líneas de una gran delicadeza y gracia de carácter ornamental. Las tumbas seguían siendo como las del siglo XIII, pero con las imágenes que reflejaban mejor los retratos de los difuntos, destacando la del rey Carlos V de Francia y sus dos inmediatos sucesores, obras realizadas por André Beauneveu. Carlos V fue un gran mecenas de su tiempo, haciendo de París un importante centro escultórico que favoreció la llegada de artistas flamencos como Jean de Lieja. El hermano del rey , Juan I de Berry duque de Berry, también fue un buen mecenas y en la corte que instaló como alternativa a la de Poitiers y Bourges, contó con los servicios de los escultores Jean de Cambrai y el ya mencionado Beauneveu, entre otros artistas.[49]

Bajo la protección del ducado de Borgoña, especialmente de Felipe II de Borgoña, el escultor Claus Sluter sustituyó al también flamenco Jean de Marville, e inició la decoración de la cartuja de Champmol en Dijon. Una de sus obras más famosas es el llamado Pozo de Moisés que hay en el claustro de la cartuja. Tras la muerte del duque, el prestigio de esta escuela comenzó a declinar, aun así, a finales del siglo XV hay que citar a Antoine Le Moiturier, considerado tradicionalmente como el autor de la famosa tumba de Philippe Pot. Al mismo tiempo, los franco flamencos fueron responsables de un resurgimiento de la decoración arquitectónica, una tendencia que se prolongó hasta el siglo XVI y dejó buenos ejemplos en la catedral de Rouen y en la catedral de Amiens, que incluyen piezas de la fachada y los relieves del interior. También en el siglo XV, en el Valle del Loira, surgió un movimiento conocido como Détente, que rescataba el antiguo idealismo del siglo XIII e incorporaba algunos elementos del renacimiento italiano que ya empezaba a ser conocido en Francia. Sus temas fueron populares y por tanto, tuvo un gran éxito entre las clases más bajas, pero también se continuaron haciendo imágenes sacras y de forma especial, vírgenes y los grupos del Santo Entierro. A finales del siglo XV, el movimiento influyó ya en toda la producción escultórica de Francia; cabe destacar a Michel Colombe, artista especialmente recordado por su magnífica obra la tumba de Francisco II de Bretaña y Margarita de Foix, que existe en la catedral de Nantes (1502-1507).[50][49]

Alemania y Europa central

En Alemania, el gótico apareció hacia el año 1220 y lo cultivaron escultores formados en Francia. La escultura era aplicada en las fachadas y en general, fue menos rica en detalles que la de los referentes franceses y siempre mantuvo una fuerte influencia del país vecino. Por otra parte, el naturalismo es más visible, quizá porque se mantenían elementos característicos de su propia tradición, desarrollada durante el renacimiento carolingio (siglo VIII) y a través de contactos con el Imperio bizantino. La influencia también podía venir de los manuscritos iluminados de la antigüedad tardía conservados en los monasterios, y de colecciones eclesiásticas que podían haber sido utilizadas como modelos por los escultores. En la catedral de Bamberg (siglo XIII), hay estatuas que pueden ser consideradas verdaderos retratos, como la famosa del Jinete de Bamberg, estatua ecuestre exenta de gran tamaño, el atrevimiento que esto representa técnica e iconográficamente por su independencia de la fachada y la secularización del tema, representa una de las particularidades de la escultura alemana respecto a la realizada en Francia y también se observa lo mismo en varias figuras de la catedral de Naumburg.[51]

Quedó claro que, ya desde finales del siglo XIII, existía una tendencia a aumentar el dramatismo y la humanización de los temas sagrados como se puede observar en la proliferación de escenas, entre otras, de la Danza de la Muerte, los Siete Dolores de María, y la de Cristo y su Pasión. También se realizaron la Piedad destinadas a la devoción privada. Los mejores ejemplos alemanes de escultura monumental se encuentran en las catedrales de Estrasburgo, Bamberg, Magdeburgo y Naumburg.[20][24][52]

 
Detalle del retablo mayor de la iglesia de Santa María de Veit Stoss en Cracovia.

Durante el gótico internacional se disolvieron las diferencias regionales y el estilo se homogeneizó pero, en general, sin una gran calidad. En cuanto a la caracterización de los personajes, se realizaron estereotipos convencionales que ya no poseían la representación individualizada de la fase anterior. En este momento el gótico alemán solo se diferenciaba del francés en la elección de unos determinados rasgos étnicos más locales cuando se trataba de hacer el diseño de los personajes. Sin embargo, esta misma opción, que al principio resultó ser circunstancial y superficial, más tarde dio origen a un tipo de arte con unas características nacionales inconfundibles. En Alemania, a diferencia de Francia donde se fue abandonando la escultura monumental, continuó cultivándose como se puede observar en iglesias de diversas ciudades como Colonia, Erfurt, Worms, Ulm, Augsburgo, Würzburg, Núremberg, entre otras. En esta fase, destacan especialmente la realización de pequeñas piezas de devoción privada —en particular de vírgenes—, y las tumbas, con unas efigies que muestran rastros de la caracterización individual. En la época del gótico tardío, las influencias clásica y manierista proveniente de Italia y de Flandes se hicieron más importantes, pero las tendencias típicamente germánicas se afianzaron poderosamente.

 
Detalle del San Sebastián de Tilman Riemenschneider.

Así, los artistas formulan un realismo, muchas veces brutal y dramático —que no cuenta con una descripción anatómica exacta pero si con un movimiento extravagante de los cuerpos—, y apuestan por la acumulación de personajes que a menudo aparecen comprimidos dentro de un espacio reducido. Los pliegues de las vestimentas son elaborados y adquieren un valor por sí mismos, sin tener en cuenta los volúmenes de los cuerpos, y hay una decoración con abundancia de accesorios, que a veces se vuelve exhaustiva en detalles. La escuela de Suabia, en particular, se hizo famosa por llegar a una intensidad en el patetismo en sus piezas de devoción. La generalidad de esta producción, a pesar de su virtuosismo evidente, era burguesa, porque los tipos humanos eran populares, sin ningún idealismo, por otra parte, el gusto por la exageración y por lo que es pintoresco, y la parte expresiva, a veces se acercaba a la caricatura. En muchos casos se consiguieron magníficos resultados, y los grandes retablos que se crearon en esta fase final son obras de un gran impacto visual.[51]

Entre los varios maestros que en este periodo destacaron y que trabajaron en varias regiones alemanas, cabe citar a Tilman Riemenschneider, Michael Pacher, Bernt Notke, Veit Stoss y Adam Kraft. La escuela gótica alemana fue, después de la francesa, la más importante por lo que hace a la irradiación del estilo al resto de Europa. Muchos de sus artistas viajaron por todo el continente, dejando obras en Polonia, República Checa, Inglaterra, Suecia, Dinamarca y otros países.[44][53]

Inglaterra

 
Gárgola en la catedral de Salisbury, Inglaterra.

En Inglaterra el gótico se desarrolló poco después de Francia, pero aquí el concepto de la portada nunca se implantó como una norma y aparece en pocas ocasiones, como la catedral de Rochester, pero con una presentación más simplificada. Por el contrario, la escultura gótica inglesa se centró en otras áreas del edificio, como se ve en la catedral de Wells; se encuentra en las hornacinas de la fachada y en varios lugares del interior, como el coro y en las salas capitulares. Su calidad es comparable a la escultura francesa.[54]

Entre los siglos XIV y XV la estatuaria de las fachadas había desaparecido casi por completo y en su lugar, las preferencias se decantaban por la decoración abstracta o los motivos vegetales. Llegaron artistas alemanes y flamencos que trabajaron en el país y los intereses artísticos se desplazaron hacia otros tipos de escultura como la funeraria, destacando la tumba de Eduardo II de Inglaterra y otras realizadas en la Abadía de Westminster. Ya en las etapas finales, se consolidó una escultura de reintegración con la arquitectura —nuevamente en el interior, en las capillas y en los paneles del coro—, donde las imágenes están enmarcadas con una rica ornamentación de formas arquitectónicas. La capilla de Enrique VII, en la abadía de Westminster, es el ejemplo más importante de este género.

Las obras más originales de la escultura gótica inglesa se produjeron en la realización de monumentos. Algunos, los más antiguos, no presentan la imagen yacente de los difuntos, sino como un héroe abatido en combate en actitudes retorcidas y en el momento de exhalar el último suspiro, otros en la transición entre el gótico internacional y el gótico tardío, los muestran como cadáveres en descomposición, con un realismo casi repugnante, que nos recuerda la fugacidad de las cosas mundanas. En toda Inglaterra, también se produjo mucha estatuaria de devoción, con características de una gran riqueza plástica, pero la destrucción masiva que imperó cuando Enrique VIII rompió con Roma y fundó la Iglesia de Inglaterra, ha conseguido perjudicar que se pueda estudiar bien la evolución artística y su cronología. Sin embargo, hay algunas piezas que fueron exportadas a los países escandinavos y donde han sobrevivido; su análisis permite sugerir que la influencia francesa siempre fue muy importante.[19][20][55]

Escandinavia y los Países Bajos

 
Retablo en la iglesia de Santa María de Lübeck.
 
Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna (Tenerife, España) proveniente de Flandes y datado entre 1510-1514.

En el caso de Escandinavia el gótico penetró procedente de diversos países-Francia, Gran Bretaña y Alemania-, fundamentalmente a partir del siglo XIII. La escultura producida en varias escuelas de la región presenta una gran variedad y mucha vitalidad. Hay muy buenas obras de marfil, y la madera fue el material donde se realizó las piezas más interesantes, destacando los crucifijos monumentales que hay en Gotland y otras ciudades. Varias catedrales fueron construidas con estatuas importantes, como la de Upsala, Skara y Trondheim. Entre los siglos XIV y XV el comercio se intensificó entre los miembros de la Liga Hanseática; esta etapa de la escultura escandinava quedó bajo el dominio y la influencia de la escuela de Lübeck.[20][56]

En las primeras fases del gótico parece que la escultura en los Países Bajos fue poco significativa, lo que se produjo derivaba de Francia y de Renania. La Reforma protestante hizo mucho daño y, además, durante la Primera Guerra Mundial desaparecieron muchos monumentos, por lo que no hay suficiente información sobre la escultura realizada. Sin embargo, en el siglo XIV se desarrolló una importante escuela en Tournai y el impacto de los maestros flamencos se hizo sentir en la escultura de Inglaterra, Francia y Alemania; se puede considerar que este periodo fue un poco más interesante que el anterior. La escuela de Tournai dejó su mejor representación en la escultura funeraria, siguiendo una estética a la vez austera y naturalista. Finalmente, en el siglo XV, los flamencos se convirtieron en un referente que influyeron en todo el arte europeo, con artistas de la talla de Claus Sluter, Jean de Lieja, Jacques de Baerze y muchos otros, que llevaron su arte a otros países. Este gran grupo de creadores trabajó también la piedra, pero sus obras más importantes pertenecen al género del retablo en madera policromada, con la realización figuras dinámicas con una tendencia al dramatismo.[57]

Península ibérica

 
Virgen de los Ángeles, c.1500 de Alejo de Vahía. Villafrechós, (Valladolid).
 
Enmarcado por la rejería renacentista de Francisco de Villalpando (1540-1548), un fragmento del Retablo mayor de la catedral de Toledo (1497-1504). Entre los arquitectos, pintores y escultores que intervinieron por encargo del Cardenal Cisneros en esta obra maestra colectiva, de la escultura gótica, estuvieron: Enrique Egas y Pedro Gumiel (diseño); Francisco de Amberes y Juan de Borgoña (estofado y policromía); Rodrigo Alemán, Felipe Vigarni, Diego Copín de Holanda y Sebastián de Almonacid (imaginería); y Petit Juan (entallado y filigranas).

En la península ibérica, la transición del románico es bien visible en el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, una obra que aún conserva vestigios de su policromía. Durante la evolución inicial del gótico ibérico, la influencia francesa fue dominante y aunque en general, los resultados fueran menos prolíficos que en Francia, adquirió unas características muy singulares: una asimilación de las influencias árabes, una tendencia recurrente al arcaísmo y el gusto por una decoración floral exuberante. Ejemplos significativos de un gótico en su plenitud se pueden observar en las catedrales de Burgos y de León, que se encontraban en los caminos de peregrinación de la época y fueron decoradas con una estatuaria importante.[58]​ La política de acercamiento con Francia se reflejaba en el matrimonio de Luis VIII con Blanca de Castilla, hija del rey Fernando III el Santo, este hecho y el que el obispo de Burgos Mauricio había pasado en París años de estudio y conocía la nueva arquitectura y escultura que se practicaba en Francia, propició la venida de artistas galos procedentes de Reims y Amiens, cuando empezaron la reconstrucción de las catedrales de Burgos y León.[59]

A lo largo del siglo XIII, el resto de los reinos cristianos españoles, se mantuvieron más o menos ajenos al gótico y las iglesias siguieron utilizando el estilo románico. Se importaron muchas piezas de dimensiones pequeñas del estilo gótico francés destinadas a la devoción privada y se tiene noticia que varios artistas franceses trabajaron por diversos lugares de la península realizando este tipo de obras. Obras de finales del siglo XIII fueron la Virgen del mainel de la catedral de Tarragona y el apostolado de la misma puerta. En el siglo XIV, el estilo francés ya se había instalado por completo en centros de escultura monumental de Navarra y la Corona de Aragón.[20][60][61]​ De esta fase son buenos ejemplos las catedrales de Barcelona, Pamplona y Zaragoza. Al mismo tiempo, la escultura se aplicó de manera diversa en otros espacios, como tumbas, coros y edificios civiles. De la primera década, se pueden citar los sepulcros de Pedro III de Aragón, Jaime II y de su esposa Blanca de en el monasterio de Santes Creus. Otro artista de la época fue Jaime Cascalls que trabajó en diversas obras del monasterio de Poblet y realizó la escultura exenta del rey Pedro IV de la catedral de Gerona. Del escultor Pere Moragues es el sepulcro del obispo Lope Fernández de Luna de la Seo de Zaragoza.[62]

A partir del siglo XV, llegó la influencia del arte flamenco y alemán, influencia que se mantuvieron hasta la llegada del clasicismo renacentista durante el reinado de Carlos I, ya en el siglo XVI. En ese momento, fue disminuyendo el interés por la decoración monumental, como en otros lugares de Europa, y proliferaron los retablos y las obras portátiles. Los últimos ejemplos de grandes estatuas de fachada gótica se encuentran en la catedral de Oviedo y en la de Sevilla y, en algunas partes de la catedral de Toledo. Jean de Valenciennes realizó la puerta del Mirador de la catedral de Palma, en su taller se formó Guillem Sagrera que realizó para la misma puerta las figuras de san Pedro y de san Pablo.[62]

El influjo del gótico internacional se hizo patente en la obra de Pere Johan, que entre otras realizó el Sant Jordi (San Jorge) para el palacio de la Generalidad de Cataluña, el retablo mayor de la catedral de Tarragona y el bancal de la Seo de Zaragoza. La pervivencia del estilo gótico es mayor que en otros países, como puede comprobarse al comparar dos ejemplos de escultura funeraria: el famoso Doncel de la catedral de Sigüenza (aún gótico) y el sepulcro de los Reyes Católicos en la catedral de Granada (ya renacentista). Incluso hasta el comienzo del siglo XVI puede considerarse gótico el estilo proveniente del norte de Europa (Alemania y Flandes) de las sillerías del coro de las catedrales de Ciudad Rodrigo, de Toledo y Nueva de Plasencia, debidas a Rodrigo Alemán.

 
Detalle de la tumba de Inés de Castro en Alcobaça.

Tradicional fue en la Corona de Castilla, que triunfaran escultores del norte de Europa (Lorenzo Mercadante, Gil de Siloé o Felipe Bigarny). Un lugar destacado ocupó la familia Egas o Cueman, artífice de la transición del gótico al renacimiento en el centro peninsular con Juan Guas y Sebastián de Almonacid, responsable quizá del Doncel de la catedral de Sigüenza —o alguien vinculado a su taller de Guadalajara—. En el reino de Navarra destacó Janin Lomme de Tournai.[63]

Vasco de la Zarza, discípulo de Domenico Fancelli el autor del sepulcro de los Reyes Católicos, ya puede considerarse plenamente renacentista. En la transición al siglo XVI, apareció una escuela ecléctica llamada plateresco, que desarrolló un estilo decorativo en las fachadas con estatuas enmarcadas por una abundante y compleja ornamentación geométrica y vegetal. Lo mismo sucedió con los retablos platerescos, la riqueza y sofisticación de los cuales sobrepasan los del norte de Europa de la misma etapa: su apariencia es claramente diferente. Uno de los autores más notables en la realización de retablos fue Gil de Siloé, y Alejo de Vahía que destacó en la ejecución de imágenes independientes de grandes dimensiones.[61]

Portugal tuvo su inicio del gótico hacia el 1250, pero la escultura no fue el arte más favorecido. Los principales ejemplos se concretan en algunas tumbas de la nobleza, entre ellas las del rey Pedro I de Portugal e Inés de Castro que se encuentran en el monasterio de Alcobaça. Los centros de producción más importantes fueron Coímbra, Lisboa, Santarém y Évora. Entre finales del siglo XV y XVI, se desarrolló el estilo manuelino, una derivación del gótico que incorporaba elementos clásicos. Su principal monumento es el Monasterio de los Jerónimos de Belém en Lisboa, con un portal diseñado por Juan de Castillo, ricamente decorado con estatuas y varios ornamentos.[61][64]

Italia

 
Tumba del papa Bonifacio VIII por Arnolfo di Cambio (1300).

El desarrollo del gótico italiano es posiblemente el más atípico. La tradición clásica siempre estuvo relativamente viva con la existencia de numerosas ruinas del antiguo Imperio romano —relieves, sarcófagos y lápidas sepulcrales—, que son referentes visibles desde los inicios de la tradición gótica. Este factor también es responsable de que la manifestación del gótico en Italia fuese más breve. No obstante, la escultura italiana del periodo gótico, de la que es destacada muestra Nicola Pisano y su hijo Giovanni Pisano, fue la más clasicista de toda Europa —como también lo había sido el románico italiano—. Es posible que se inspiraran en imágenes de los sarcófagos romanos que existían en el cementerio de Pisa. A pesar del tratamiento clásico que dieron a la figura humana, las vestiduras las diseñaron con las normas francesas, como también se observa en el énfasis con que realizaron las escenas dramáticas. El estilo de estos dos artistas influyó en las generaciones posteriores, sobre todo en Arnolfo di Cambio y Andrea Orcagna, que lo difundieron en otras zonas como Milán y Nápoles e introdujeron una interpretación más individualizada de las figuras. El fin de la escultura gótica se puede localizar con precisión con el surgimiento del renacimiento en la Italia de comienzos del siglo XV, con la famosa competencia por el encargo de las puertas del baptisterio de la catedral de Florencia con el gran maestro Andrea Pisano. Pero incluso en estos siglos del XIV y XV se podían detectar influencias góticas en las esculturas de Lorenzo Ghiberti, Donatello y otros artistas menos productivos ubicados en otras ciudades.[65][19][20]

Métodos de trabajo

Durante el gótico, ninguna de las técnicas escultóricas recibieron innovaciones esenciales aunque en muchas de ellas, de manera progresiva, se observa un gran refinamiento. Una característica de este período fue la concentración del trabajo fundamentalmente en la piedra y la madera, ya que la realización de piezas en bronce, por su coste y por la dificultad técnica, era prohibitiva. La técnica de la fundición a la cera perdida, que produce esculturas vacías, representó una reducción en el coste de obras de grandes dimensiones pero fue redescubierta más tarde, a mediados del siglo XV.[66]

 
Portal de Santa Ana en la fachada de Notre Dame de París.

Los aspectos prácticos más importantes a destacar en la escultura gótica es su carácter colectivo y el papel de los gremios y los talleres de producción. En el siglo XII, cuando apareció el gótico, el principal género escultórico era el que acompañaba la arquitectura de las fachadas. La construcción de una gran catedral podía tardar siglos; se formaba un grupo de trabajo, con una jerarquía organizada bajo la dirección general de la Iglesia y un ejército de artesanos bajo un magister operis que la mayoría de las veces era también escultor, el maestro de obras que estaba a cargo de la gestión del suministro de materiales y del personal, y un magister lapidum que tenía la función de arquitecto jefe, de director. La ejecución de las esculturas y la construcción de las fachadas se realizaba independiente por lo que a veces no coincidían en la fecha, es decir, cuando se colocaban las esculturas en las fachadas podía haber grandes desfases de años, como pasó con la portada de Santa Ana de Notre-Dame de París que está datada del siglo XIII y parte de sus esculturas pertenecen al siglo XII.[67]​ Los trabajadores y los artesanos no tenían ningún papel decisivo, su subordinación a los maestros era completa y muchas veces, trabajaban directamente bajo la dirección eclesiástica. Según unas listas de recaudación de impuestos, París en el año 1292 contaba 33 pintores, 23 iluminadores, 24 imagineros y 104 entre canteros y albañiles.[68]

Aunque se conozcan los nombres de algunos arquitectos góticos, la personalidad artística independiente o el artesano elevado al nivel de artista como lo conocemos actualmente es una figura que apareció en el siglo XIV, cuando en las ciudades más importantes podían atraer a los mejores artistas para que establecieran talleres privados. Así, hasta mediados del siglo XIV, casi toda la escultura gótica fue anónima y el producto de muchas manos. Cuando empezaron a multiplicarse la creación de talleres, la regla era que el maestro utilizaba un número de asistentes que ayudaban a la ejecución de las obras y la personalidad creativa del maestro se hizo más clara, podía controlar mejor los resultados de los encargos, aunque, el producto final siempre era colectivo. Por otro lado, la existencia de un número creciente de artistas independientes impulsó la organización de asociaciones o gremios. Los gremios ejercían un poder considerable en la distribución de los contratos, en los métodos de enseñanza de los aprendices y a veces también, la definición de los parámetros estéticos. Aunque en esta última cuestión las exigencias de los gremios eran, por regla general, menores y dejaban libertad de elección a los escultores. Las obras se realizaban siempre por encargo, no existía la producción espontánea y el gusto de los clientes era decisivo.[69][70][71]

Recuperación y valoración moderna

 
La fachada neogótica de la catedral de Barcelona con decoración de esculturas.
 
Fachada neogótica de la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, con decoración escultórica.

Durante el Renacimiento, con la intensa apreciación del clasicismo, la escultura gótica quedó en el olvido y así permaneció hasta mediados del siglo XVIII, cuando se recuperó el interés por los temas medievales. Estudiosos ingleses, alemanes y franceses —como Walpole, Goethe, Chateaubriand— tuvieron un papel importante en este redescubrimiento,[72]​ pero este interés, por estar todavía restringido a las élites intelectuales de la época, no evitó que un montón de obras y monumentos góticos desaparecieran durante la Revolución Francesa. Los actos de vandalismo por parte del pueblo fueron alentados por los decretos del gobierno revolucionario, como los emitidos por la Comuna de París que ordenaba la decapitación de todas las estatuas de los reyes de la fachada de Notre-Dame, un símbolo de la monarquía depuesta.[73][74]

Los primeros estudios sobre el gótico se centraron en la arquitectura, prestando poca atención en la escultura que se consideró como una simple ornamentación de los edificios y que tenía que competir con el inmenso prestigio de que gozaba la escultura clásica grecorromana. Karl Richard Lepsius fue el primero, en 1822, al realizar un estudio detallado de las esculturas de la catedral de Naumburg pero, aun así, la analizó comparándola con la clásica y salió perjudicada la gótica. De cualquier manera, llamó la atención sobre el tema y está considerado como un importante documento histórico y cultural. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer más estudios, con frecuentes referencias a la escultura, pero todavía dentro del análisis general de la historia medieval. La historiografía empezó a consolidarse como una ciencia moderna y pasó a utilizar una metodología basada en la documentación y en los enfoques más objetivos. En este proceso, fue un referente el estudio de Franz Kluger, Handbuch der Kunstgeschichte (1842), donde por primera vez se dedicaban secciones enteras a hablar de escultura. Otra contribución importante fue la propuesta de Carl Schnaase, el Geschichte der bildenden Künste (1842-1864), con cinco volúmenes dedicados a la Edad Media y al estudio de los monumentos dentro de un contexto social, intelectual e histórico. La importancia de este estudio fue el cuestionar la tendencia general de analizar la producción artística medieval a partir de criterios utilizados para el estudio del arte clásico. Al mismo tiempo, el desarrollo de la arqueología cristiana llegó a definir el gótico como el estilo por excelencia del cristianismo. A partir de mediados del siglo XIX, se fundaron varias revistas especializadas que editaban artículos donde se trataban obras individuales o grupos de esculturas del gótico y donde se abordaban los aspectos iconográficos y las interpretaciones teológicas, sin una visión sintética.[72]

Ante este interés por la Edad Media en general, y por el gótico en particular, se formó una verdadera ola renovadora neogótica, que tuvo su reflejo principalmente en la arquitectura, la literatura y la pintura, pero con una expresión significativa también en la escultura. Se crearon imágenes de devoción y en la decoración de muchos templos nuevos que eligieron esta estética, algunos estudios sugieren que durante el neogótico, que duró hasta mediados del siglo XX, se extendió por todo Occidente, con más edificios «góticos» que los que se construyeron durante todo el período de su estilo original. El neogótico era un estilo ecléctico, que en una única obra incorporaba elementos de la escuela neoclásica y romántica y de varias fases distintas del gótico histórico, por lo tanto, más que una resurrección arqueológica, adquirió la fuerza de un nuevo estilo, autónomo, y también contribuyó a la formación de colecciones de arte gótico y se impulsaron muchos proyectos de restauración de monumentos antiguos, aunque no siempre con un estricto respeto por la autenticidad histórica.[75]

Un tratamiento más profundo y científico de la escultura gótica sólo se produjo a finales del siglo XIX, a partir de la obra de Wilhelm Lübcke Geschichte der Plastik von den ältesten Zeit bis auf die Gegenwart (1863-1871). Lübcke construyó por primera vez un panorama «total» de la historia de la escultura, desde las civilizaciones antiguas del Oriente Próximo hasta los tiempos modernos; añadió muchas ilustraciones, y reconoció que el escultura medieval estaba siendo indebidamente olvidada. Otros trabajos de Wilhelm Bode, Franz von Reber y especialmente Wilhelm Vöge, establecieron un campo para el estudio de la escultura gótica, mientras que Giovanni Morelli, Émile Mâle, Louis Courajod y otros especialistas se dedicaron a analizar el regionalismo, la iconografía de períodos específicos, la genealogía y la interpretación del estilo. El nuevo uso de la fotografía como un medio de documentación científica, también fue fundamental para los expertos y para la divulgación de los monumentos góticos entre el público en general. Otro factor que contribuyó a la revalorización de la escultura gótica fue que desde finales del siglo XVIII algunas órdenes religiosas fueron disueltas en varios países, y fueron desmantelados o reformados muchos edificios medievales, sus estatuas decorativas se trasladaron a las colecciones de museos. Desvinculada de su función, pudo ser evaluada como "obra de arte», independientemente del culto y su aspecto místico. En el siglo XX se hicieron importantes contribuciones —a menudo polémicas— sobre diversos aspectos estilísticos. Las concepciones sobre el gótico de Wilhelm Worringer tuvieron un gran impacto en el expresionismo, en otras vanguardias modernistas y también, sobre el nacionalismo alemán anterior al nazismo. Hans Seldmayer y Erwin Panofsky definieron la catedral gótica como una «obra de arte total» (Gesamtkunstwerk), Johan Huizinga y Arnold Hauser, relacionaron arte y sociedad. Pero, a pesar de los grandes avances más recientes en el campo de los estudios medievalistas y pese a la considerable bibliografía publicada sobre la arquitectura de las catedrales, la escultura gótica como entidad independiente sigue siendo un tema relativamente poco explorado por los investigadores modernos.[36][72][76][77]

Véase también

Referencias

  1. Manote y Terés, 2007, p. 16
  2. Encyclopædia Britannica (ed.). «Gothic art» (en inglés). Consultado el 16 de abril de 2012. 
  3. Rothschild, Lincoln (2007). Read Books, ed. «Sculpture through the Ages» (en inglés). pp. 105-107. Consultado el 16 de abril de 2012. 
  4. Jaeger, C. Stephen (1994). «The Envy of Angels: Cathedral Schools and Social Ideals in Medieval Europe, 950-1200». En Universidad de Pensilvania, ed. Middle Ages series (en inglés). p. 346. Consultado el 16 de abril de 2012. 
  5. Nash, Susie (2009). «Northern Renaissance art». En Universitat de Oxford, ed. Oxford history of art (en inglés). pp. 12-24. Consultado el 16 de abril de 2012. 
  6. Kessler, Herbert (2006). Wiley-Blackwell, ed. «Gregory the Great and Image Theory in Northern Europe during the Twelfth and Tirtheenth Centuries, Rudolph, Conrad. A companion to medieval art: Romanesque and Gothic in Northern Europe. Volume 2 de Blackwell companions to art history» (en inglés). pp. 151-163. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  7. Bredin, Hugh (2002). Wiley-Blackwell, ed. «Medieval Art Theory EM Smith, Paul & Wilde, Carolyn (eds). A companion to art theory. Volume 5 de Blackwell companions to literature and culture(en inglés). pp. 29-30. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  8. Sureda, 1988, pp. 298-299
  9. Bozal, 1983, p. 186
  10. Manote y Terés, 2007, pp. 22-23
  11. Sureda, 1988, p. 230
  12. Bozal, 1983, p. 185
  13. Chapuis, Julien (2000). Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, ed. «Romanesque Art» (en inglés). Consultado el 18 de abril de 2012. 
  14. Encyclopædia Britannica Online (ed.). «Western-sculpture: Romanesque» (en inglés). Consultado el 18 de abril de 2012. 
  15. Reina-Valera. «Mateo 25:1-13». Consultado el 18 de abril de 2012. 
  16. Fowler, Harold North. «A History of Sculpture». En Kessinger Publishing, 1916, digitalizado en 2005, ed. Kessinger rare reprints (en inglés). pp. 204-208. Consultado el 18 de abril de 2012. 
  17. Clark, William W. (2006). «Medieval cathedrals». En Greenwood Publishing Group, ed. Greenwood guides to historic events of the medieval world (en inglés). pp. 73-75. Consultado el 18 de abril de 2012. 
  18. Gardner, Helen; Kleiner, Fred S; Mamiya, Christin J (2005). «Gardner's art through the ages: the Western perspective''». Volumen 1. Cengage Learning (en inglés). pp. 361-368. Consultado el 18 de abril de 2012. 
  19. Janson, Horst Woldemar (2003). Prentice Hall PTR, ed. «History of art: the Western tradition» (en inglés). Consultado el 18 de abril de 2012. 
  20. Encyclopædia Britannica Online (ed.). «Western-sculpture:Early Gothic» (en inglés). Consultado el 18 de abril de 2012. 
  21. Gardner; Kleiner; Mamiya. «Sculpture through the Ages» (en inglés). pp. 377-379. Consultado el 18 de abril de 2012. 
  22. DDAA. Historia Universal del Arte, 1984, p. 670
  23. García Marsilla, Juan Vicente (2002). 1 Història de l'art medieval (en catalán). Universitat de València. p. 253. ISBN 84-370-5480-X. Consultado el 18 de abril de 2012. 
  24. Büchsel, Martin (2006). Gothic Sculpture from 1150 to 1250. IN Rudolph, Conrad. A companion to medieval art: Romanesque and Gothic in Northern Europe. Volumen 2 de Blackwell companions to art history. Wiley-Blackwell (en inglés). pp. 403-420. Consultado el 18 de abril lde 2012. 
  25. Pontynen, Arthur (2006). Transaction Publishers, ed. «For the love of beauty: art, history, and the moral foundations of aesthetic judgment» (en inglés). pp. 178-179. Consultado el 18 de abril de 2012. 
  26. Hauser, Arnold (1999). The Social History of Art. Routledge, Volumen I (en inglés). pp. 210-215. ISBN 0-415-19945-X. 
  27. Nunes, Benedito (1978). Diretrizes da Filosofia no Renascimento. A Franco, Afonso Arinos de Melo et alii. O Renascimento. (en portugués). Rio de Janeiro: Agir, MNBA. pp. 64-77. 
  28. Altizer, Thomas J. J. (1985). «History as apocalypse» (en inglés). SUNY series in religious studies. SUNY Press. pp. 106-107. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  29. Ladner, Gerhart (1989). University of Toronto Press, ed. «Ad Imaginem Dei: The Image of Man in Medieval Art IN Kleinbauer, W. Eugène. Modern perspectives in Western art history: an anthology of twentieth-century writings on the visual arts. Volumen 25 de Medieval Academy reprints for teaching(en inglés). pp. 432-448. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  30. Frisch, Teresa G (1987). University of Toronto Press, ed. «Gothic art 1140-c. 1450: sources and documents» (en inglés). pp. 109-112. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  31. Le Goff, Jacques (2006). Wiley-Blackwell, ed. «The Birth of Europe» (en inglés). pp. 150-153. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  32. Seasoltz, R. Kevin (2005). Continuum International Publishing Group, ed. «A sense of the sacred: theological foundations of sacred architecture and art» (en inglés). pp. 143-144. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  33. «Fowler» (en inglés). pp. 210-211. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  34. Holcomb, Melanie (2000). The Metropolitan Museum of Art, ed. «Animals in Medieval Art. Heilbrunn Timeline of Art History» (en inglés). New York. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  35. Cipa, Shawn (2009). Fox Chapel Publishing, ed. (en inglés). pp. 12-23. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  36. Binski, Paul (2000). Jones, Michael, ed. «The New Cambridge Medieval History: c. 1300-c. 1415 Vol.VI» (en inglés). pp. 231-232. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  37. Fleming, John; Honour, Hugh (2005). Laurence King Publishing, ed. «A world history of art» (en inglés). Consultado el 19 de abril de 2012. 
  38. Barber, John (2006). Academica Press,LLC, ed. «The Road from Eden: Studies in Christianity and Culture» (en inglés). pp. 140-142. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  39. Miles, Margaret Ruth (2005). Wiley-Blackwell, ed. «The Word made flesh: a history of Christian thought» (en inglés). pp. 186-187. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  40. Belting, Hans (1997). University of Chicago Press, ed. «Likeness and presence: a history of the image before the era of art» (en inglés). pp. 434-436. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  41. DDAA. Historia Universal del Arte, 1984, p. 687
  42. Hauser, pàg. 123-126; 483-489
  43. Cunningham, Lawrence S; Reich, John J (2009). Cengage Learning, ed. «Culture & Values, Volumen II: A Survey of the Humanities with Readings» (en inglés). pp. 323-325. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  44. DDAA. Historia Universal del Arte, 1984, p. 685
  45. Belting, Hans. University of Chicago Press, ed. «Likeness and presence: a history of the image before the era of art» (en inglés). pp. 449-453. ISBN 0-226-04215-4. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  46. Nash, Susie (2009). Oxford University Press, ed. «Northern Renaissance art» (en inglés). p. 14. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  47. Belting, Hans (1997). University of Chicago, ed. «Likeness and presence: a history of the image before the era of art» (en inglés). pp. 458-459. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  48. Sureda, 1988, pp. 350-351
  49. Post, Chandler Rathfon (2009). BiblioBazaar, LLC., ed. «A History of European and American Sculpture from the Early Christian Period to the Present Day» (en inglés). pp. 69-83. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  50. Sureda, 1988, pp. 353-354
  51. Sureda, 1988, p. 391
  52. Kleiner & Mamiya. «Gardner's art through the ages: the Western perspective» (en inglés). pp. 393-396. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  53. Post, Chandler Rathfon. «A History of European and American Sculpture from the Early Christian Period to the Present Day» (en inglés). pp. 99-124. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  54. Sureda, 1988, p. 398
  55. Nigel, Saul; Coldstream, Nicola (1997). «The Oxford illustrated history of medieval England». En Oxford University Press, ed. The Visual Arts (en inglés). pp. 220-243. ISBN 0-19-820502-3. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  56. Williamson, Paul (1998). Yale University Press, ed. «Gothic sculpture, 1140-1300» (en inglés). pp. 220-223. ISBN 9780300074529. Consultado el 16 de abril de 2012. 
  57. Fowler, Harold. «A History of Sculpture» (en inglés). pp. 327-328. Consultado el 16 de abril de 2012. 
  58. Sureda, 1988, p. 370
  59. Manote y Terés, 2007, p. 21
  60. Fowler, Harold North. «A History of Sculpture» (en inglés). pp. 245-254. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  61. Post, Chandler Rathfon. «A History of European and American Sculpture from the Early Christian Period to the Present Day» (en inglés). pp. 127-136. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  62. Sureda, 1988, p. 371
  63. Gómez Moreno, 1947, p. 271
  64. Gerli, E. Michael; Armistead, Samuel G. (2003). Taylor & Francis, ed. «Medieval Iberia: an encyclopedia. Vol. 8 de Routledge encyclopedias of the Middle Ages(en inglés). pp. 745-746. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  65. DDAA. Historia Universal del Arte, 1984, p. 679
  66. Stone, Richard E. (2000). The Metropolitan Museum of Art, ed. «Direct versus Indirect Casting of Small Bronzes in the Italian Renaissance. In Heilbrunn Timeline of Art History» (en inglés). Nueva York. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  67. Manote y Terés, 2007, p. 18
  68. DDAA. Historia Universal del Arte, 1984, p. 660
  69. Hauser, Arnold (1999). «The Social History of Art: From prehistoric times to the Middle Ages» (en inglés). pp. 117-119. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  70. Medcalf, Stephen (1981). University Paperbacks Taylor & Francis, ed. «The Later Middle Ages. Context of English literature» (en inglés). pp. 181-183. Consultado el 17 de abril de 2012. 
  71. DDAA. Historia Universal del Arte, 1984, p. 661
  72. Brush, Kathryn (1995). University of Toronto Press, ed. «Integration or Segregation among Disciplines? The Historiography of Gothic Sculpture as Case-Study. Artistic integration in Gothic buildings(en inglés). pp. 19-35. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  73. Emery, Elizabeth Nicole; Morowitz, Laura (2003). Ashgate Publishing, Ltd., ed. «Consuming the past: the medieval revival in fin-de-siècle France» (en inglés). p. 31. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  74. Little, Charles T; Stein, Wendy A (2000). The Metropolitan Museum of Ar, ed. «The Face in Medieval Sculpture. Heilbrunn Timeline of Art History» (en inglés). Nueva York. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  75. Gerrard, Chrisurl (2002). Routledge, ed. «Medieval Archaeology: Understanding Traditions and Contemporary Approaches» (en inglés). pp. 30-55. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  76. Barasch, Moshe (2000). Routledge, ed. «Theories of Art Volume 3» (en inglés). pp. 184-185. Consultado el 19 de abril de 2012. 
  77. Williams, Rhys (2005). Rodopi, ed. «Wilhelm Worringer and the Historical Avant-Garde. Scheunemann, Dietrich. Avant-garde/Neo-avant-garde. Volumen 17 de Avant garde critical studies(en inglés). pp. 54-57. Consultado el 19 de abril de 2012. 

Bibliografía

  • Bozal, Valeriano (1983). Historia del Arte. La escultura. Tomo II. Barcelona: Carroggio. ISBN 84-7254-313-7. 
  • DDAA (1984). Historia Universal del Arte: Volumen V. Madrid: Sarpe. ISBN 84-7291-593-X. 
  • Gómez Moreno, Elena (1947). Mil Joyas del Arte Español, tomo I: Antigüedad y Edad Media. Barcelona: Instituto Gallach. 
  • Manote i Clivilles, Maria Rosa; Terés i Tomàs, Maria Rosa (2007). «Introducció general». L'art gòtic a Catalunya. Escultura I. La configuració de l'estil (en catalán). Barcelona: Fundacio Enciclopèdia Catalana. ISBN 978-84-412-0892-6. 
  • Sureda, Joan (1988). Historia Universal del Arte. Románico/Gótico. TomoIV. Barcelona: Planeta. ISBN 84-320-6684-2. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q1277524
  •   Multimedia: Gothic sculptures

escultura, gótica, escultura, gótica, estilo, escultórico, corresponde, periodo, gótico, arte, occidental, tanto, extiende, desde, finales, siglo, hasta, comienzos, siglo, europa, occidental, cristiana, este, estilo, permaneció, durante, tres, siglos, aproxima. La escultura gotica es el estilo escultorico que corresponde al periodo gotico del arte occidental y por tanto se extiende desde finales del siglo XII hasta comienzos del siglo XV por la Europa Occidental cristiana Este estilo que permanecio durante tres siglos aproximadamente en apogeo nacio en dos lugares de gran prestigio religioso politico y cultural la Basilica de Saint Denis y la catedral de Chartres pertenecientes a la Isla de Francia 1 Angel de la sonrisa catedral de Reims siglo XIII Gotico primitivo Escuela de Veit Stoss Altar Rosenkranz Liebfrauenmunster en Ingolstadt Gotico tardio c 1510 Juan de Cervantes sepulcro Lorenzo Mercadante de Bretana 1458 Catedral de Sevilla Fue un tipo de escultura que evoluciono a partir de la romanica y que mas adelante se disolvio en lo que seria la escultura del renacimiento y el manierismo Durante el renacimiento cuando los valores clasicos fueron reconsiderados de nuevo la escultura de los siglos inmediatamente anteriores era considerada como grosera y basta y se la llamo gotica ya que se creia que era fruto de la cultura de los godos unos barbaros responsables de la desaparicion del Imperio romano Pero nunca los que vivieron en la epoca gotica hicieron servir esta denominacion ni mucho menos se consideraban barbaros Al contrario la aparicion del arte gotico fue visto como una innovacion y fue nombrado opus modernum obra moderna siendo la escultura una de sus expresiones mas importantes Sin embargo esta valoracion negativa se prolongo hasta mediados del siglo XIX cuando surgio un movimiento revivalista llamado neogotico que hizo recuperar sus valores A pesar de saber que el arte gotico no tenia nada que ver con los godos se mantuvo el nombre seguramente por tantos anos de uso 2 3 La escultura gotica nacio estrechamente vinculada a la arquitectura como se observa en la decoracion de las grandes catedrales y otros edificios religiosos pero con el tiempo fue ganando independencia Durante una primera etapa se cultivo un estilo austero estilizado de proporciones alargadas y con una apariencia general hieratica que queria transmitir espiritualidad alejandose de la anatomia real de un cuerpo Pero pronto evoluciono hacia un naturalismo mas grande hacia el realismo a partir de una absorcion progresiva de influencias clasicas y una observacion mas profunda de la naturaleza A pesar de tratarse de forma independiente la escultura gotica incluso en sus etapas finales continuo estando integrada a la decoracion arquitectonica 2 4 La historia de la escultura gotica aun tiene puntos oscuros En algunas epocas hubo una destruccion masiva de monumentos y obras de arte medievales como por ejemplo durante el movimiento iconoclasta que acompano la Reforma protestante y durante la Revolucion Francesa Por tanto la determinacion de la cronologia la genealogia y la distribucion y propagacion geografica del estilo presenta muchos vacios dificiles de llenar Hay que anadir que cuando el gotico fue bien valorado a partir de la segunda mitad del siglo XIX por desconocimiento se hicieron restauraciones inadecuadas en muchos monumentos A pesar de estos problemas existe una gran coleccion de esculturas esparcidas por toda Europa lo que demuestra la intensa produccion de los artistas de la epoca 5 Indice 1 Antecedentes teoricos 2 Caracterizacion 3 Cronologia 3 1 Gotico primitivo 3 1 1 Iconografia 3 1 2 Decoracion de las fachadas 3 2 Gotico clasico 3 2 1 Del reino de Dios al naturalismo de la verdad 3 2 2 El cuerpo humano 3 2 3 Nuevo orden de valores 3 2 4 Tematica simbolica 3 3 Gotico internacional 3 3 1 Nuevo espiritu religioso 3 3 2 Contexto social y economico 3 3 3 Practicas artisticas y religiosas 3 4 Gotico tardio 3 4 1 Iconoclastia protestante 4 Francia 5 Alemania y Europa central 6 Inglaterra 7 Escandinavia y los Paises Bajos 8 Peninsula iberica 9 Italia 10 Metodos de trabajo 11 Recuperacion y valoracion moderna 12 Vease tambien 13 Referencias 14 Bibliografia 15 Enlaces externosAntecedentes teoricos EditarArticulo principal Renacimiento del siglo XII El estilo gotico fue en gran parte resultado de establecer un nuevo vocabulario visual para la representacion de imagenes y del debate que se produjo en torno a algunos conceptos del cristianismo Uno de los puntos mas importantes de este debate fue la validez de la representacion de las imagenes sagradas un problema que databa desde el propio origen del cristianismo El cristianismo primitivo tenia una aversion hacia la figuracion de personajes sagrados una reserva que habia sido heredada de la religion judia que prohibia la creacion de imagenes de culto por temor de caer en la idolatria Una orden explicita contra este tipo de representacion provenia de los Diez mandamientos ya que el tercero de ellos determina No tendras otros dioses delante de mi Por otra parte la antigua tradicion clasica pagana que proporcionaba los elementos esenciales para la formulacion de la nueva fe estaba completamente a favor de la representacion de los dioses Estas dos tendencias se mantuvieron en friccion constante durante toda la Edad Media Una de las primeras declaraciones a favor de la representacion cristiana vino del papa Gregorio Magno quien hacia el ano 600 en cartas al obispo de Marsella definio los principios a seguir El papa decia que al igual que en las cosas materiales las imagenes no debian ser adoradas pero tampoco destruidas porque la representacion de escenas de la historia sagrada y de personajes biblicos eran utiles para la ensenanza de la doctrina a la masa analfabeta que podian leer en ellas lo que no son capaces de leer en los libros y su contemplacion podia conducir a la contemplacion de Dios Gregorio tuvo que apelar al punto de vista de Basilio de Cesarea que siglos antes afirmaba que la honra dada a la imagen asciende a su prototipo La declaracion gregoriana impulsada por un papa considerado un sabio mas tarde elevado a la condicion de Doctor de la Iglesia lo mismo que Basilio junto con la contribucion de Juan Damasceno fueron unos argumentos poderosos en la cuestion iconoclastia cuestion que agitaba a los cristianos desde sus origenes y que se fue fortaleciendo durante el Imperio Bizantino Aunque el asunto fue resuelto oficialmente el ano 787 durante el Segundo Concilio de Nicea cuando se legalizo la veneracion de imagenes el debate continuo a lo largo de los siglos siguientes donde otros prelados escribieron en defensa del arte religioso Especialmente vinculados a la aparicion del gotico aparecieron los escritos de Pseudo Dionisio Aeropagita un autor con una base platonica a traves de Plotino un neoplatonico muy respetado en Francia durante los siglos IX X y que influyo sobre el abad Suger fundador de la primera iglesia gotica En este punto el problema iconoclasta ya fue superado finalmente por una serie de aportaciones teoricas y el arte religioso se consolido definitivamente 6 7 Caracterizacion Editar Portico de la catedral de Chartres Comienza siendo tan dependiente del marco arquitectonico como en el periodo romanico con paulatinos cambios el abandono de los capiteles para los relieves narrativos que pasan a ser soportes decorativos la mayoria de las veces muestran fauna y flora de la region las arquivoltas de los porticos pasan de ser decoradas en sentido radial para serlo en el sentido de los arcos ahora apuntados el altar mayor dispondra de retablos cada vez mas complejos que pueden ser pictoricos o escultoricos habitualmente de madera policromada sin olvidar que la policromia acompanaba tambien a la escultura en piedra Las esculturas de bulto redondo empiezan a independizarse de las paredes y a hacerse cada vez mas autonomas Las adosadas a las columnas y parteluces se hacen mas esbeltas y dinamicas Se considera a las del portico oeste el llamado real de la catedral de Chartres hacia 1145 el ejemplo mas temprano del gotico y significaron una revolucion en el estilo y un modelo para generaciones de escultores que parecen provenir en la gran mayoria de la region de Borgona La influencia de los modelos clasicos se evidencia en el tratamiento de los pliegues de las tunicas como en el grupo de la Visitacion de la catedral de Reims 8 Andre Malraux hizo uno de los analisis mejores sobre la Virgen de la Visitacion de esta catedral Detalle de la Virgen de la Visitacion en la catedral de Reims Es cierto que Reims no ignoraba lo antiguo y las vestiduras del Maestro de la Visitacion tienen numerosos precedentes En la Visitacion el artista pliega al principio a la antigua una tela gotica Son goticas las bases de las dos estatuas su gesto Son antiguos los pliegues del traje de la Virgen y los planos fundidos de los labios la curva ornamental del menton los cabellos el ovalo de la cara pero no el ligero temblor de la nariz humanizado por una premeditacion tanto mas evidente cuanto que el escultor pasa necesariamente por la nariz derecha de las estatuas antiguas para llegar a la linea sensible de la Virgen Tampoco el hueco de la nuca ni sobre todo la linea prominente de la frente es el angulo de la frente y la nariz que reemplaza al paralelismo antiguo casi invisible de la frente lo que hace que la Virgen pierda un aspecto de patricia cuando se la rodea La nariz deja entonces de ser el eje vertical sobre el que se construye la cara y la mirada es sugerida por la masa vertical de la frente a pesar de la tecnica romana de los ojos globulares Este perfil frances busca en la antiguedad solamente lo que el Maestro de la Coronacion encontraba en la amplitud de su dibujo y el Maestro de los Angeles en la sonrisa un medio de despersonalizacion 9 Imagenes de apostoles en el Portico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela La Anunciacion tabla del retablo mayor de la catedral de Toledo Portico de la catedral de Bamberg detalle a la derecha La expresividad cambia haciendose menos hieratica y mas emotiva reflejando sentimientos dolor ternura simpatia acentuando la tendencia del ultimo romanico por ejemplo el Portico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela y en el contexto de una nueva mentalidad mas urbana y proxima a los conceptos filosoficos de hombre y naturaleza en la filosofia escolastica y la renovacion de la espiritualidad herejias medievales san Francisco de Asis Por ello la representacion de las escenas de la vida de Cristo se hacen desde una perspectiva mas humana con el fin de acercarlo a la experiencia vital de cada fiel desde el Nacimiento hasta la Crucifixion de Cristo se reflejan sentimientos y emociones El Cristo crucificado pierde la rigidez y se representa un cuerpo mas pesado y que sufre La representacion de la Virgen Maria sola o con el nino como Madre de Dios o Theotokos suele hacerse mas femenina y maternal con una suave y elegante curva compositiva las figuras dialogan y transmiten sentimientos En contraste con las virgenes del romanico Sedes sapientiae que tienen un papel reducido a ser un mero trono donde Cristo se sienta para gobernar al mundo La Virgen blanca de la catedral de Toledo es un ejemplo de los cambios que se producen Los retablos generalmente en madera son las obras mas originales de la escultura gotica Son una nueva forma de contar ya no simbolica como en el romanico sino prefiriendo representar de un modo narrativo y naturalista incluso anecdotico cada una de las escenas La Coronacion de la Virgen fue uno de los temas mariologicos mas frecuente a partir del siglo XII esta representacion simbolizaba el triunfo de Maria pero a la vez el de la Iglesia y se encontraba reforzada por los textos del Cantico de los canticos y del Libro de los Salmos que se leian durante la liturgia de las fiestas marianas En el siglo XIII se encuentra esta representacion en muchos timpanos de las portadas de diferentes catedrales francesas y castellanas como las de la catedral de Avila o la Colegiata de Santa Maria la mayor de Toro En Cataluna es muy corriente su utilizacion en la clave de boveda y en retablos 10 Los monumentos funerarios muestran la progresiva importancia que va adquiriendo el hombre frente a la exclusividad de las representaciones religiosas en el periodo anterior El individualismo la perpetuacion del nombre son conceptos precedentes al renacimiento Del mismo modo la representaciones de los donantes que son retratos de los que contribuyeron o promovieron la construccion representan una innovacion de la epoca La escultura gotica coincide en algunas caracteristicas con la pintura gotica pues en ambos casos son representaciones del arte figurativo En cuanto a la tematica de ambas sigue siendo casi exclusivamente religiosa aunque es posible encontrar algunas manifestaciones que no lo son del todo como en los retratos mostrando la acentuacion del individuo en la sociedad y apertura hacia los asuntos mundanos En Alemania aparecera por primera vez desde la Antiguedad clasica una escultura ecuestre de bulto redondo el Jinete o Caballero de Bamberg 1240 en la catedral de Bamberg En cambio el arte cisterciense una de las corrientes espirituales y esteticas que representan la esencia del gotico inicial basada en las ideas de Bernardo de Claraval es un movimiento casi iconoclasta pues rechaza la utilizacion de esculturas y pinturas en los monasterios aunque las justificaba en las parroquias En el capitulo de 1213 se acepto que podia decorar los oratorios cirtercienses como unica imagen la del Cristo Salvador 11 Cronologia EditarGotico primitivo Editar Timpano de la basilica de Saint Denis circa 1137 1144 ejemplo de gotico primitivo La prueba del exito de la escultura es la gran proliferacion de representaciones sagradas que se produjeron durante la fase final del romanico Entre los siglos XI y XII se establecieron un conjunto de motivos tematicos y unas formas que eran las mas adecuadas para transmitir la doctrina religiosa Ya en el siglo XII la aparicion de la principal iconografia romanica la de la decoracion de los timpanos coincidio con la llegada de los primeros ejemplos del gotico junto con la introduccion del arco apuntado y el arbotante en la parte arquitectonica 12 13 De hecho los programas iconograficos romanicos ejercieron una gran influencia sobre los goticos que se convirtieron en una evolucion natural de aquellos Por tanto la distincion estilistica entre la escultura romanica y gotica mas primitiva a menudo es muy sutil En cuanto a las primeras esculturas goticas las innovaciones mas evidentes se aplicaron en las arquivoltas y las columnas laterales de las portadas En ellas se observa una tendencia creciente a establecer una organizacion menos compacta de las escenas mas abierta y racional y un alargamiento de las proporciones de las figuras siguiendo la tendencia a mas verticalismo de los edificios Desaparece las composiciones opresivas de los condenados de los timpanos y las estatuas se alargan siguiendo el ritmo arquitectonico del arco siendo el timpano de la basilica de Saint Denis 12 14 uno de los primeros que presenta esta disposicion Iconografia Editar Tres de las cinco virgenes necias que muestran su dolor en la catedral de Magdeburgo c 1250 Tres de las cinco virgenes prudentes mostrando su alegria en la catedral de Magdeburgo c 1250 En general la distribucion de imagenes deriva de la herencia romanica establecida y seguia el siguiente esquema sobre la entrada principal habia siempre una escena con Cristo a menudo la del Juicio Final la de Cristo en Majestad o la de la Crucifixion en las arquivoltas habia figuras de santos y angeles en las columnas y frisos se representaban los apostoles y otras figuras del Antiguo Testamento figuras historicas mas recientes como por ejemplo martires de la fe o algun santo patron y a veces alegorias como las cinco virgenes prudentes y las cinco virgenes necias personificaciones de una de las parabolas 15 mas populares en la Edad Media con una enorme influencia durante toda la epoca del arte gotico y que fueron representadas en diversas portadas de catedrales en Francia y Alemania como en la de catedral de Magdeburgo de Berna de Estrasburgo de Reims o de Basilea Si la iglesia poseia entradas secundarias sus timpanos podian estar decorados con alguna escena de la vida de la Virgen el culto de la cual aumento en este periodo o con algun acontecimiento de la vida del santo patron de la propia iglesia Lejos de ser decisiones arbitrarias las imagenes de la iconografia gotica fueron cuidadosamente seleccionadas para formar un programa coherente para el observador hacian ilustrar la evolucion de la fe desde su fundacion por parte de los patriarcas hebreos hasta el advenimiento de Cristo Jesucristo era representado con su doctrina de la redencion y desde un punto de vista teologico en la apoteosis del Reino de Dios se hacia una condena apocaliptica del bien y del mal 16 En el gotico los motivos que se encontraban en la tradicion iconografica romanica tambien comenzaron a modificarse Hasta entonces la escena que mas aparecia en los portales de las iglesias era la del Juicio Final con especial enfasis en los tormentos que en el infierno esperaban la llegada de los infieles Desde mediados del siglo XI Paris se habia convertido en el centro teologico y cultural mayor de Europa con la presencia de grandes filosofos como Pedro Abelardo y Hugo de San Victor y la realizacion de diversas escuelas que se unieron para crear hacia el 1170 la Universidad de Paris En este ambiente academico mas liberal relativamente independiente del control de la Iglesia gano terreno una filosofia mas humanista Tambien se desarrollo la doctrina del purgatorio que ofrecia un escape del infierno a traves de una etapa de depuracion preliminar a la ascension al cielo Al mismo tiempo la Virgen y otros santos empezaron a ser considerados grandes abogados de la humanidad ante la justicia de Cristo En este proceso la vieja tendencia de la fe cristiana de corregir al pecador mediante el miedo y la amenaza con la condena eterna se vio atenuada por las opiniones que resaltaban la misericordia antes que la ira divina Asi las escenas del Juicio continuaron siendo un motivo frecuente pero ahora comenzaron a ser disenadas para enfatizar el orden la esperanza y la justicia para mostrar el camino de la salvacion mediante el arrepentimiento y la intercesion de los santos La propia verticalidad de las catedrales goticas y la abundancia de grandes ventanales que hacian posible una profunda penetracion de la luz a todo el interior contrastaba con las formas mas pesadas y los ambientes mas oscuros de la arquitectura romanica estas caracteristicas han sido interpretadas como un recurso formal que reflejaba un nuevo impulso espiritual mas optimista 3 17 Decoracion de las fachadas Editar Portico Real de la catedral de Chartres El gotico primitivo se mantuvo esencialmente como un fenomeno frances concentrado en la region de Paris y el primer edificio importante que incorporo esculturas fue la Basilica de Saint Denis Entre 1137 y 1144 Suger su abad impulso la reforma de un edificio romanico existente y lo decoro con una gran riqueza Saint Denis es especialmente importante porque es la necropolis de los reyes de Francia es un monumento de la dinastia carolingia y al mismo tiempo se convirtio en el simbolo de la consolidacion de la monarquia francesa un proceso en el que Suger tuvo un destacado papel en su calidad de consejero del rey y regente de Francia durante la Segunda Cruzada Ademas la basilica fue un relicario monumental de San Dionisio apostol y martir de Francia patron de Paris y protector del reino Suger deseo que fuera el lugar de peregrinacion mas importante de Francia y este lugar esta revestido de significacion espiritual y politica Para Suger que habia sido influido por los escritos del Pseudo Dionisio Areopagita la ornamentacion de la iglesia con objetos de oro piedras preciosas vidrieras pinturas y esculturas era un instrumento educativo muy valioso una manera de presentar de manera visual la doctrina al pueblo y hacer mas facil su comprension La organizacion clara de la escena del timpano muestra una clara diferencia con las disposiciones de los conjuntos romanicos y sus estatuas que hacian de columnas representaron tambien una importante innovacion 18 19 Portada central del portico oeste de la catedral de Laon Puerta del Sarmental de la catedral de Burgos Las novedades propuestas por Suger para la arquitectura y la decoracion de las fachadas con el apoyo del gran prestigio de Paris como centro cultural artistico y universitario comenzaron a expandirse a otros lugares como la catedral de Chartres que se inicio el ano 1145 la portada occidental de esta catedral contiene el grupo de esculturas de la primera etapa del gotico mas importante y que todavia esta en buenas condiciones Sus esculturas tienen un diseno cilindrico muy alargado y funcionan como un eco del enfasis vertical del edificio aun asi sus formas siguen mostrando la herencia romanica en cuanto tratamiento lineal de los vestidos y las actitudes rigidas Las caras sin embargo muestran un tratamiento muy naturalista que contrastan con el diseno esquematizado del romanico 18 20 Tanto las esculturas de Saint Denis como las de las fachadas de Chartres fueron en gran parte destruidas mutiladas sustituidas o mal restauradas en los ultimos tiempos impidiendo la comprension completa de sus programas iconograficos Pero la catedral de Laon c 1165 que sobrevivio sin danos importantes proporciona un conjunto completo y original del gotico mas primitivo Otros buenos ejemplos un poco mas tardios son las catedrales de Bourges y de Le Mans con diferentes grados de conservacion 21 La produccion de la escultura gotica destaca por la cantidad y la variedad solamente en Chartres la fachada cuenta con mas de dos mil piezas 16 La influencia fuera de Francia de los porticos de sus catedrales tienen una repercusion clara en la portada del Sarmental de la catedral de Burgos 22 Gotico clasico Editar Articulo principal Gotico clasico Relicario de los Reyes Magos en la catedral de Colonia obra de Nicolas de Verdun Pila bautismal de Renier de Huy Detalle de los retratos de Ekkehard II y Uta von Meissen en la catedral de Naumburgo todavia conservan la policromia original c 1240 1260 Hacia el 1200 el estilo original se transformo impulsado por el creciente interes por el naturalismo es la segunda etapa de la evolucion del gotico llamada gotico clasico pleno o protogotico 23 24 En esta transicion tuvieron un papel importante los artistas del valle del Mosa y de forma especial Nicolas de Verdun y Renier de Huy los primeros grandes maestros de la historia de la escultura gotica que destacaron por sus trabajos de orfebreria y bronce 19 En las catedrales de Reims Amiens y Notre Dame de Paris el estilo gotico quedo fuera de la influencia romanica y sus estatuas presentan un naturalismo bastante avanzado las esculturas son independientes de las columnas En este periodo de la Edad Media aparecio por primera vez el uso del contrapposto este recurso tecnico pretendia dar mas gracia y movimiento a las imagenes que eran presentadas en actitudes mas dinamicas y se realizaba un tratamiento de los volumenes anatomicos que en muchos casos ya no quedaban ocultos por la ropa El contrapposto gotico visto desde el exterior diferia del clasico por una apariencia mas pronunciada que no era el resultado del tratamiento anatomico era mas ornamental 21 Al mismo tiempo que en las escuelas de filosofia se ensenaba el humanismo se volvian a definir los principios fundamentales de la fe este contexto cultural hizo posible la absorcion de elementos artisticos de la antiguedad clasica suavizando la estricta etica que guio el pensamiento moral a lo largo de los siglos anteriores Estos cambios dirigian el entorno cultural hacia un laicismo mayor que favorecia un desplazamiento del interes desde una dimension sobrenatural hacia una mas humana 4 Tambien se recupero el valor de la belleza pura de las formas que se habia perdido desde la antiguedad teniendo en cuenta como decia Santo Tomas de Aquino que la belleza estaba intimamente asociada con la virtud y la plena expresion de su naturaleza esencial 25 Del reino de Dios al naturalismo de la verdad Editar Durante el siglo XIII en terminos tecnicos la tendencia general de la escultura se concreto en una liberacion en mas autonomia respecto la arquitectura aunque manteniendo una estrecha relacion con el contexto arquitectonico de manera que los grupos tendian a preservar un notable sentido de unidad y armonia En cuanto a la forma esta se decanto hacia un estudio mas detallado de la naturaleza tratando de reproducir los efectos luminicos luces y sombras las texturas de los tejidos los sutiles matices de la expresion de los rostros la frescura de la juventud y las marcas de la vejez Parece que todos los objetos se convirtieron en vehiculos de la belleza y eran dignos de ser representados Segun Arnold Hauser aqui se completo la gran transicion del espiritu europeo del Reino de Dios en la naturaleza las cosas eternas en el entorno inmediato los grandes misterios escatologicos en los secretos mas inofensivos del mundo creado La vida organica que despues del fin de la Antiguedad habia perdido todo el sentido y el valor volvio a ser honrada y las cosas individuales de los temas sensibles se plantean ahora como un arte que ya no requiere explicaciones sobrenaturales No hay mejor ilustracion de este hecho que las palabras de Santo Tomas de Aquino Dios se deleita en todas las cosas en cada cual de acuerdo con su esencia Ellas son el epitome de la plena justificacion teologica del naturalismo Todas las cosas por mas pequenas y fugaces que sean tienen una relacion inmediata con Dios todo expresa la naturaleza divina a su manera y por lo tanto gana valor y significado tambien para el arte 26 El cuerpo humano Editar Articulo principal Desnudo artistico Dentro del proceso de valoracion de lo que es natural el cuerpo humano salio especialmente beneficiado ya que hasta entonces era visto como una masa de corrupcion polvo y cenizas como dejo escrito Pedro Damian en el siglo XI en su obra De laude flagellorum Esta aversion al cuerpo era una nota omnipresente en la cultura religiosa anterior y cuando se representaba el desnudo humano prevalecia una estilizacion que minimizaba su carnalidad pero el esquema simbolico del romanico y del gotico primitivo fue abandonado definitivamente y en poco tiempo se consiguio el naturalismo de una manera que no se veia desde el antiguo arte griego y romano La figura real de Cristo antes representada fundamentalmente como un juez rey y Dios se humanizo y la adoracion de su humanidad llego a ser considerada el primer paso para conocer el verdadero amor divino La conquista del naturalismo fue uno de los hitos mas importantes del gotico haciendo posible progresivamente una evolucion hacia el renacimiento hacia la mimesis artistica y la representacion de la dignidad del hombre en su belleza ideal 27 28 Adan que originalmente estaba en la fachada de la catedral de Notre Dame de Paris c 1260 Como dijo Ladner a finales del siglo XI la espiritualizacion habia llegado a un climax mas alla del cual era imposible continuar por lo que la primera mitad del siglo XII represento un punto de inflexion en la historia de la imagen del hombre en el arte cristiano asi como el desarrollo de la doctrina de la semejanza entre la imagen del hombre y la de Dios 29 Nuevo orden de valores Editar Seria erroneo suponer que en esta epoca el naturalismo ya representaba una liberacion de los dictados de la iglesia y la abolicion radical del interes por la espiritu La escultura con otras artes se manifesto en una dualidad constante en busca de una formula de un compromiso entre los dos extremos Si por un lado la atencion a la naturaleza obligo a un avance extraordinario de la tecnica escultorica que permitia imitar con un gran parecido las formas naturales por otro existia una tendencia a fragmentar la totalidad de la obra de manera que las partes recibian mas atencion que el todo un sentido de unidad solo se volveria a alcanzar al final de esta fase del gotico 26 30 Los factores que caracterizaron este cambio de enfoque fueron la disolucion del conservadurismo cultural y el desarrollo de un interes genuino por todo lo que era nuevo Los cronistas de la epoca expresaron su entusiasmo por la aparicion de un nuevo orden de valores el cual permitiria la construccion de una sociedad mas equilibrada en la que el bienestar material se convirtio en una meta alcanzable aunque cabia suponer debian prepararse para la salvacion del espiritu Y se reforzo la idea de que la humanidad se habia renovado en Cristo la gente ya no tenia que vivir tan oprimida por el peso de la mortalidad y el pecado pudiendo expresar sin culpa la belleza la vitalidad y la alegria 31 32 Estas tendencias naturalistas no aparecieron todas al mismo tiempo y en todos los lugares se conservaron tradiciones locales que aportaban a la obra rasgos diferenciales a veces mas arcaicos o exoticos si habia un contacto con otras escuelas extranjeras Por otro lado la presencia de un maestro destacado con una personalidad artistica mas definida contribuyo a dirigir el estilo hacia alguna tendencia en concreto aunque en los primeros tiempos de la escultura gotica la mayoria de los escultores eran anonimos 26 33 Tematica simbolica Editar Articulos principales Simbologiay Simbolismo cristiano Gargola en la catedral de Ulm La representacion en la escultura gotica especialmente la que decora o decoraba las iglesias eran de animales reales o fantasticos tema que ocupaba un lugar importante dentro del pensamiento medieval Junto con la decoracion ornamental de motivos vegetales era frecuente incorporar imagenes del cordero y el pescado como simbolo de Cristo la paloma que representaba el Espiritu Santo los animales asociados a los evangelistas toro aguila y leon y animales miticos como el grifo el dragon o el basilisco todos con significados simbolicos que se asociaban con una leccion moral 34 La forma de la gargola se utilizo muy a menudo en la arquitectura de las catedrales como solucion para drenar el agua Segun algunas tradiciones tenian el poder de ahuyentar los malos espiritus pero su verdadera interpretacion aun presenta muchas lagunas Ademas la representacion de animales fantasticos ofrecia libertad al artista ante la censura eclesiastica era la manera que poseian los escultores para dar formar a su fantasia e impulsados por determinados estados de animo expresar lo que querian con una gran variedad de formas extravagantes de un gran efecto plastico 35 Hacia el 1250 la escultura arquitectonica ya mostraba signos de declive y fue sustituida por una decoracion abstracta o floral ganaron importancia la estatuaria independiente los relicarios de una forma especial los monumentos funerarios y las tumbas privadas Dos caracteristicas innovadoras de este ultimo genero en particular fueron la creacion de pequenas figuras que eran colocadas en nichos habitualmente en una actitud yacente y el intento de representar la verdadera cara de los difuntos Antes de finales del siglo XIII el gotico se habia extendido por Alemania la peninsula iberica Inglaterra e incluso habia llegado a Italia y Escandinavia dando paso a la siguiente fase llamada gotico internacional 20 Gotico internacional Editar Detalle de un Cristo circa 1380 Polonia Una piedad circa 1400 El llamado gotico internacional comprende el periodo entre mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XV con su punto algido hacia el ano 1400 que fue cuando el estilo se convirtio en la lengua vehicular del arte europeo con un gran movimiento de artistas y de intercambios entre las escuelas regionales Pero cuando se habla de internacional no implica que el estilo se convirtiera en homogeneo Por el contrario la aparicion de grandes centros urbanos en varios paises todos con tradiciones propias genero un panorama de una gran diversidad ademas la existencia de clientes ricos permitio el cultivo de una amplia gama de nuevas posibilidades artisticas 36 37 Nuevo espiritu religioso EditarLa escultura de este periodo no fue monumental salvo casos esporadicos y se centro en la realizacion de altares portatiles y de retablos El siglo XIII se caracterizo por la aparicion de una retorica naturalista derivada de la explotacion de las apariencias superficiales de los objetos aunque su fundamento haya sido metafisico La escultura de este estilo internacional siguio por una parte esta tendencia y por otro dio lugar a un nuevo enfoque que sirvio como referente de una devocion moderna en el que se convertiria en un renacimiento religioso que se inicio en el seno de las ordenes mendicantes y que pronto se extendio entre los laicos Madona de Kruzlowa que presenta el tipico contrapposto del gotico ejemplo del tipo bella Madona Museo de Erasmus Cioleka en Cracovia Esta devocion moderna era mas introspectiva e intima pero tambien un extasis mistico del fervor colectivo Esto supuso la multiplicacion de obras con temas dramaticos como las escenas sobre la Pasion de Cristo y las piedades que conllevaba un atractivo emocional mas inmediato y un caracter confesional y penitencial Aunque sin explorar estos aspectos estaban vinculados a la popularizacion de la doctrina sobre las indulgencias y el purgatorio y el concepto de la salvacion como un problema en esencia individual y subjetivo por contraste con las ideas sobre una escatologia colectiva que habian prevalecido anteriormente 36 38 Contexto social y economico Editar Esta nueva iconografia donde las imagenes de la muerte y el sufrimiento eran comunes tambien reflejaban una situacion social inestable y llena de paradojas cuando las guerras eran comunes la vida cotidiana del pueblo estaba marcada por una violencia gratuita el hambre era una sombra constante las frecuentes revueltas populares contra unos impuestos abusivos eran reprimidas con rigor y las epidemias diezmaban a la poblacion la Peste Negra de 1347 1351 se calcula que provoco la muerte de un tercio de la poblacion europea La misma gente que seguia una procesion religiosa con lagrimas en los ojos al terminar podian reunirse en la plaza del pueblo y deleitarse con una ejecucion publica donde no faltaban muestras de crueldad 39 Sin embargo otros factores contribuyeron a llevar la diversidad al gotico internacional un periodo que marco segun Johan Huizinga el inicio del fin del mundo medieval 36 La clase media crecio se organizo y comenzo a administrar amplios sectores de los asuntos publicos El sistema feudal declino y fue reemplazado gradualmente por un modelo economico protocapitalista dominado por los valores de la burguesia clase social que de hecho se convirtio en la vanguardia cultural de la epoca y tuvo un papel principal en el patrocinio de las artes El individualismo que caracterizaba esta nueva economia junto con el nacimiento de una nueva cultura urbana que se alejaba de los valores tradicionales y formulaba otros mas dinamicos favorecio la aparicion de un gran movimiento social que quedo reflejado en las artes con la presencia de aspectos mas realistas con intereses sobre detalles mundanos y de caracter privado En este sentido es ejemplar la profusion de retratos que a menudo entraban en caracterizaciones psicologicas ineditas hasta entonces 30 Paralelamente hay que considerar la persistencia de una sofisticada cultura cortesana tipificada en la corte francesa de los Valois que fueron los mecenas mas importantes de la epoca Una cultura inspirada en las tradiciones de la caballeria y de los ideales del amor cortesano que impulso e inspiro la produccion escultorica en esta fase caracterizada por un caracter ornamental pronunciado que enfatizaba las vestimentas la rica textura y la elegancia de gestos Hay que detallar que la prevalencia de este codigo tambien estaba presente en el arte que es consumia en otros contextos de la nobleza que seguian formulas mas convencionales 36 37 Practicas artisticas y religiosas Editar Relicario arqueta de Sant Cugat gotico del siglo XIV En este sentido se consolido la creacion de la tipologia denominada bella Madona una de las mas apreciadas del gotico internacional Su funcion y origen exactos es sujeto de debate pero parece haber derivado tanto de la orbita de la cultura cortesana como de la popular que encarnaba un ideal de belleza atemporal y la fusion de la gracia mas clasica de la nobleza con la piedad mas sentimental del pueblo 40 Otro aspecto de las practicas artisticas y religiosas que cabe mencionar se refiere a la resurreccion de las formulas de periodos anteriores La ola de grandes manifestaciones de devocion que se produjeron durante el gotico internacional quedo intensamente reflejada en la produccion de relicarios y estatuaria de culto muchas de las imagenes sagradas que se realizaron eran copias directas de un prototipo famoso la veneracion del cual ya era antigua Se apreciaba una clara relacion con la imagen original y se le anadia un caracter nuevamente arcaico Y lo que es mas importante se le daba un caracter sagrado mas autentico sobre todo cuando se podia reforzar con el apoyo de alguna leyenda popular como por ejemplo que ciertas estatuas muy conocidas se habian multiplicado milagrosamente y realizaban milagros tambien a traves de sus copias Cabe decir que si las copias no estaban vinculadas a ningun folclore especifico se esperaba que tuvieran los mismos privilegios y poderes que el original Este historicismo estuvo aun mas marcado en la transicion hacia el gotico tardio 40 Gotico tardio Editar Articulo principal Gotico tardio Escena de un retablo de Tilman Riemenschneider en Rothenburg ob der Tauber Retablo con paneles laterales plegables El gotico tardio es la fase final del estilo gotico pero no fue una etapa de decadencia La transicion se produjo de una manera suave y gradual y fue en esta etapa cuando se realizaron algunas de las obras goticas mas ricas y complejas Finalmente el estilo desaparece para dejar paso al renacimiento y al manierismo El gotico tardio se desarrolla aproximadamente entre mediados del siglo XV y mediados del XVI y en relacion al naturalismo y el internacionalismo representa el coronamiento del que se habia logrado en la fase anterior Hay unas diferencias bastante significativas en la sociedad europea de la epoca que pueden contribuir a explicar la transformacion artistica En economia la apertura de nuevas rutas comerciales y de grandes viajes modifico el eje del comercio internacional entre las naciones de Europa Occidental Portugal y Espana se erigieron como potencias navales seguidas por Francia Inglaterra y los Paises Bajos El oro y otras riquezas de las colonias americanas africanas y asiaticas llegaban a estos paises en cantidades nunca vistas y entre otras cosas permitio una verdadera explosion en la promocion de las artes El Saco de Roma de 1527 causo la huida de muchos intelectuales y artistas italianos Este fenomeno significo la difusion a gran escala de la tradicion clasica renacentista italiana ya que el gotico italiano hacia tiempo que habia sido superado Se produjo una activa circulacion de obras de arte italiano y de textos clasicos La imprenta con tipos moviles recien inventada por Gutenberg permitio la difusion de la cultura en general en particular de los textos humanisticos de una manera mucho mas eficiente rapida y generalizada entre todos los paises Asi varios elementos esteticos provenientes de Italia se convirtieron en elementos con presencia en la mayor parte de lugares donde el gotico existia todavia con fuerza y que origino una multiplicidad de corrientes eclecticas Los cambios de gusto cambiaron y fueron varios los monarcas no italianos que solicitaban a artistas de esta nacionalidad para trabajar en sus cortes como Andrea Sansovino llamado por el rey Juan II de Portugal o Pietro Torrigiano que trabajo para Enrique III de Inglaterra 41 42 43 Retablo de la Cartuja de Miraflores Burgos de Gil de Siloe Otra tendencia evidente del periodo fue desarrollar un gusto por la maxima sofisticacion donde se nota de manera notable es los grandes retablos con varias escenas yuxtapuestas que sustituyeron a las portadas de la fachada como forma de ilustracion didactica de la doctrina en un gran panel narrativo la propia estructura de los retablos enmarcaban las escenas en estructuras arquitectonicas a menudo recordando una fachada de iglesia Asi como los portales estas grandes estructuras presentaban un programa iconografico claramente organizado con la ilustracion de la jerarquia divina que tenian un reflejo en la tierra bajo la forma de la iglesia instituida con el Vicario de Cristo como su lider ademas de sus ministros y los creyentes Estos retablos eran ofrecidos en general por la comunidad y por tanto tenian un significado ademas de religioso social porque servian como simbolos de la identidad de esta comunidad cuanto mas ricos y grandes mas prestigio daban a la ciudad o a la congregacion La mayor parte de los retablos poseian paneles plegables laterales que se abrian en las grandes solemnidades religiosas junto a la representacion de Cristo los angeles y los santos presentaban tambien las figuras del pueblo y de la jerarquia civil algunos estaban ejecutados combinando las imagenes con unas complicadas filigranas de traceria de talla de madera Escultores de centro Europa fueron los que mas aplicaron este estilo aunque las composiciones monumentales para retablos tambien llegaron a los reinos de Espana por ejemplo el retablo mayor de la catedral de Toledo o el de la Cartuja de Miraflores realizado por Gil de Siloe 44 45 Iconoclastia protestante Editar El periodo final del gotico sufrio las consecuencias de unos actos lamentables provocados por la crisis iconoclastia que impulso la Reforma protestante Los reformistas pusieron fin a la unidad del cristianismo uno de los factores que mas contribuyeron a la cohesion cultural de Europa y propusieron nuevos conceptos religiosos que afectaron a la representacion escultorica Las directrices se inclinaban hacia la condena sumaria de la representacion sagrada y provoco varios episodios de destruccion masiva de las imagenes sacras fueron expoliados muchos templos convertidos al protestantismo con tesoros de arte de incalculable valor Un testigo de Gante documentado el 1566 explica que los incendios que quemaban las imagenes se podian ver a mas de 15 kilometros de distancia 46 Grabado de Erhard Schon que muestra un episodio de iconoclastia c 1530 Los paises catolicos no tuvieron este problema porque el Concilio de Trento reafirmo la importancia del arte sacro pero no pudieron escapar del debate internacional que se desato en torno al papel de las imagenes de culto Finalmente se consiguio establecer un equilibrio entre la funcion devota con el reemplazo de la imagen divina y el caracter de obras de arte por derecho propio Aunque Lutero habia intentado mantener una actitud conciliadora admitiendo la posibilidad de preservar ciertas imagenes como testigos de la historia sagrada otros dirigentes reformistas se mostraron inflexibles Esta destruccion a gran escala del arte religioso es uno de los factores que ocupan el estudio especialmente complicado de este periodo que en otro sentido hizo posible la formulacion de una nueva teoria estetica que seria una de las bases del concepto moderno del arte 47 Segun Hans Belting Lutero que defendia el razonamiento de la religion en la vida fue sin duda un testimonio de la causa de lo que se llamo el nacimiento de la era moderna a partir del espiritu de la religion La religion aunque anteriormente se habia afianzado a traves de combates ahora ya no era lo mismo Luchaba por el espacio que ocupaba hasta entonces pero finalmente se le adjudico un lugar separado de la sociedad como la que estamos acostumbrados en la actualidad El arte fue aceptado o bien fue excluido pero dejo de ser un fenomeno religioso en si mismo En el ambito del arte las imagenes simbolizaban las nuevas exigencias secularizadas de la cultura y la experiencia estetica En este sentido fue rechazado un concepto unificado de la imagen pero la perdida fue encubierta por la etiqueta de arte que hoy se aplica de manera general 47 Francia Editar Imagen de Carlos V de Francia obra de Andre Beauneveu en la basilica de Saint Denis Detalle del Pozo de Moises de Claus Sluter Sepulcro de Margarita de Foix infanta de Navarra y de su esposo Francisco II en Nantes El gotico de los dos primeros periodos fue una iniciativa principalmente del arte producido en Francia incluso cuando ya tuvo mas presencia en otros lugares Como se perdieron las primeras esculturas realizadas en la basilica de Saint Denis las estatuas columnas de la catedral de Chartres son las muestran de los primeros rasgos caracteristicos del naturalismo gotico En la catedral de Reims las esculturas poseen una estilistica mas cercana a la de la figura humana con las vestiduras que se adaptan al cuerpo con actitudes y expresiones que reflejan emociones y sentimientos 48 A partir de mediados del siglo XIV de acuerdo con la tendencia general europea se redujo la produccion de esculturas monumentales y se realizaron mas las de pequena dimension Se enriquecio la tematica presente en las estatuas de devocion con la creacion de virgenes con ninos y crucificados ejemplos que muestran lineas de una gran delicadeza y gracia de caracter ornamental Las tumbas seguian siendo como las del siglo XIII pero con las imagenes que reflejaban mejor los retratos de los difuntos destacando la del rey Carlos V de Francia y sus dos inmediatos sucesores obras realizadas por Andre Beauneveu Carlos V fue un gran mecenas de su tiempo haciendo de Paris un importante centro escultorico que favorecio la llegada de artistas flamencos como Jean de Lieja El hermano del rey Juan I de Berry duque de Berry tambien fue un buen mecenas y en la corte que instalo como alternativa a la de Poitiers y Bourges conto con los servicios de los escultores Jean de Cambrai y el ya mencionado Beauneveu entre otros artistas 49 Bajo la proteccion del ducado de Borgona especialmente de Felipe II de Borgona el escultor Claus Sluter sustituyo al tambien flamenco Jean de Marville e inicio la decoracion de la cartuja de Champmol en Dijon Una de sus obras mas famosas es el llamado Pozo de Moises que hay en el claustro de la cartuja Tras la muerte del duque el prestigio de esta escuela comenzo a declinar aun asi a finales del siglo XV hay que citar a Antoine Le Moiturier considerado tradicionalmente como el autor de la famosa tumba de Philippe Pot Al mismo tiempo los franco flamencos fueron responsables de un resurgimiento de la decoracion arquitectonica una tendencia que se prolongo hasta el siglo XVI y dejo buenos ejemplos en la catedral de Rouen y en la catedral de Amiens que incluyen piezas de la fachada y los relieves del interior Tambien en el siglo XV en el Valle del Loira surgio un movimiento conocido como Detente que rescataba el antiguo idealismo del siglo XIII e incorporaba algunos elementos del renacimiento italiano que ya empezaba a ser conocido en Francia Sus temas fueron populares y por tanto tuvo un gran exito entre las clases mas bajas pero tambien se continuaron haciendo imagenes sacras y de forma especial virgenes y los grupos del Santo Entierro A finales del siglo XV el movimiento influyo ya en toda la produccion escultorica de Francia cabe destacar a Michel Colombe artista especialmente recordado por su magnifica obra la tumba de Francisco II de Bretana y Margarita de Foix que existe en la catedral de Nantes 1502 1507 50 49 Alemania y Europa central Editar El Jinete de Bamberg en la catedral de Bamberg En Alemania el gotico aparecio hacia el ano 1220 y lo cultivaron escultores formados en Francia La escultura era aplicada en las fachadas y en general fue menos rica en detalles que la de los referentes franceses y siempre mantuvo una fuerte influencia del pais vecino Por otra parte el naturalismo es mas visible quiza porque se mantenian elementos caracteristicos de su propia tradicion desarrollada durante el renacimiento carolingio siglo VIII y a traves de contactos con el Imperio bizantino La influencia tambien podia venir de los manuscritos iluminados de la antiguedad tardia conservados en los monasterios y de colecciones eclesiasticas que podian haber sido utilizadas como modelos por los escultores En la catedral de Bamberg siglo XIII hay estatuas que pueden ser consideradas verdaderos retratos como la famosa del Jinete de Bamberg estatua ecuestre exenta de gran tamano el atrevimiento que esto representa tecnica e iconograficamente por su independencia de la fachada y la secularizacion del tema representa una de las particularidades de la escultura alemana respecto a la realizada en Francia y tambien se observa lo mismo en varias figuras de la catedral de Naumburg 51 Quedo claro que ya desde finales del siglo XIII existia una tendencia a aumentar el dramatismo y la humanizacion de los temas sagrados como se puede observar en la proliferacion de escenas entre otras de la Danza de la Muerte los Siete Dolores de Maria y la de Cristo y su Pasion Tambien se realizaron la Piedad destinadas a la devocion privada Los mejores ejemplos alemanes de escultura monumental se encuentran en las catedrales de Estrasburgo Bamberg Magdeburgo y Naumburg 20 24 52 Detalle del retablo mayor de la iglesia de Santa Maria de Veit Stoss en Cracovia Durante el gotico internacional se disolvieron las diferencias regionales y el estilo se homogeneizo pero en general sin una gran calidad En cuanto a la caracterizacion de los personajes se realizaron estereotipos convencionales que ya no poseian la representacion individualizada de la fase anterior En este momento el gotico aleman solo se diferenciaba del frances en la eleccion de unos determinados rasgos etnicos mas locales cuando se trataba de hacer el diseno de los personajes Sin embargo esta misma opcion que al principio resulto ser circunstancial y superficial mas tarde dio origen a un tipo de arte con unas caracteristicas nacionales inconfundibles En Alemania a diferencia de Francia donde se fue abandonando la escultura monumental continuo cultivandose como se puede observar en iglesias de diversas ciudades como Colonia Erfurt Worms Ulm Augsburgo Wurzburg Nuremberg entre otras En esta fase destacan especialmente la realizacion de pequenas piezas de devocion privada en particular de virgenes y las tumbas con unas efigies que muestran rastros de la caracterizacion individual En la epoca del gotico tardio las influencias clasica y manierista proveniente de Italia y de Flandes se hicieron mas importantes pero las tendencias tipicamente germanicas se afianzaron poderosamente Detalle del San Sebastian de Tilman Riemenschneider Asi los artistas formulan un realismo muchas veces brutal y dramatico que no cuenta con una descripcion anatomica exacta pero si con un movimiento extravagante de los cuerpos y apuestan por la acumulacion de personajes que a menudo aparecen comprimidos dentro de un espacio reducido Los pliegues de las vestimentas son elaborados y adquieren un valor por si mismos sin tener en cuenta los volumenes de los cuerpos y hay una decoracion con abundancia de accesorios que a veces se vuelve exhaustiva en detalles La escuela de Suabia en particular se hizo famosa por llegar a una intensidad en el patetismo en sus piezas de devocion La generalidad de esta produccion a pesar de su virtuosismo evidente era burguesa porque los tipos humanos eran populares sin ningun idealismo por otra parte el gusto por la exageracion y por lo que es pintoresco y la parte expresiva a veces se acercaba a la caricatura En muchos casos se consiguieron magnificos resultados y los grandes retablos que se crearon en esta fase final son obras de un gran impacto visual 51 Entre los varios maestros que en este periodo destacaron y que trabajaron en varias regiones alemanas cabe citar a Tilman Riemenschneider Michael Pacher Bernt Notke Veit Stoss y Adam Kraft La escuela gotica alemana fue despues de la francesa la mas importante por lo que hace a la irradiacion del estilo al resto de Europa Muchos de sus artistas viajaron por todo el continente dejando obras en Polonia Republica Checa Inglaterra Suecia Dinamarca y otros paises 44 53 Inglaterra Editar Gargola en la catedral de Salisbury Inglaterra En Inglaterra el gotico se desarrollo poco despues de Francia pero aqui el concepto de la portada nunca se implanto como una norma y aparece en pocas ocasiones como la catedral de Rochester pero con una presentacion mas simplificada Por el contrario la escultura gotica inglesa se centro en otras areas del edificio como se ve en la catedral de Wells se encuentra en las hornacinas de la fachada y en varios lugares del interior como el coro y en las salas capitulares Su calidad es comparable a la escultura francesa 54 Entre los siglos XIV y XV la estatuaria de las fachadas habia desaparecido casi por completo y en su lugar las preferencias se decantaban por la decoracion abstracta o los motivos vegetales Llegaron artistas alemanes y flamencos que trabajaron en el pais y los intereses artisticos se desplazaron hacia otros tipos de escultura como la funeraria destacando la tumba de Eduardo II de Inglaterra y otras realizadas en la Abadia de Westminster Ya en las etapas finales se consolido una escultura de reintegracion con la arquitectura nuevamente en el interior en las capillas y en los paneles del coro donde las imagenes estan enmarcadas con una rica ornamentacion de formas arquitectonicas La capilla de Enrique VII en la abadia de Westminster es el ejemplo mas importante de este genero Las obras mas originales de la escultura gotica inglesa se produjeron en la realizacion de monumentos Algunos los mas antiguos no presentan la imagen yacente de los difuntos sino como un heroe abatido en combate en actitudes retorcidas y en el momento de exhalar el ultimo suspiro otros en la transicion entre el gotico internacional y el gotico tardio los muestran como cadaveres en descomposicion con un realismo casi repugnante que nos recuerda la fugacidad de las cosas mundanas En toda Inglaterra tambien se produjo mucha estatuaria de devocion con caracteristicas de una gran riqueza plastica pero la destruccion masiva que impero cuando Enrique VIII rompio con Roma y fundo la Iglesia de Inglaterra ha conseguido perjudicar que se pueda estudiar bien la evolucion artistica y su cronologia Sin embargo hay algunas piezas que fueron exportadas a los paises escandinavos y donde han sobrevivido su analisis permite sugerir que la influencia francesa siempre fue muy importante 19 20 55 Escandinavia y los Paises Bajos Editar Retablo en la iglesia de Santa Maria de Lubeck Imagen del Santisimo Cristo de La Laguna Tenerife Espana proveniente de Flandes y datado entre 1510 1514 En el caso de Escandinavia el gotico penetro procedente de diversos paises Francia Gran Bretana y Alemania fundamentalmente a partir del siglo XIII La escultura producida en varias escuelas de la region presenta una gran variedad y mucha vitalidad Hay muy buenas obras de marfil y la madera fue el material donde se realizo las piezas mas interesantes destacando los crucifijos monumentales que hay en Gotland y otras ciudades Varias catedrales fueron construidas con estatuas importantes como la de Upsala Skara y Trondheim Entre los siglos XIV y XV el comercio se intensifico entre los miembros de la Liga Hanseatica esta etapa de la escultura escandinava quedo bajo el dominio y la influencia de la escuela de Lubeck 20 56 En las primeras fases del gotico parece que la escultura en los Paises Bajos fue poco significativa lo que se produjo derivaba de Francia y de Renania La Reforma protestante hizo mucho dano y ademas durante la Primera Guerra Mundial desaparecieron muchos monumentos por lo que no hay suficiente informacion sobre la escultura realizada Sin embargo en el siglo XIV se desarrollo una importante escuela en Tournai y el impacto de los maestros flamencos se hizo sentir en la escultura de Inglaterra Francia y Alemania se puede considerar que este periodo fue un poco mas interesante que el anterior La escuela de Tournai dejo su mejor representacion en la escultura funeraria siguiendo una estetica a la vez austera y naturalista Finalmente en el siglo XV los flamencos se convirtieron en un referente que influyeron en todo el arte europeo con artistas de la talla de Claus Sluter Jean de Lieja Jacques de Baerze y muchos otros que llevaron su arte a otros paises Este gran grupo de creadores trabajo tambien la piedra pero sus obras mas importantes pertenecen al genero del retablo en madera policromada con la realizacion figuras dinamicas con una tendencia al dramatismo 57 Peninsula iberica Editar El celebre Sant Jordi San Jorge de Pere Johan hacia 1420 Palacio de la Generalidad de Cataluna Barcelona Tumba de Martin Vazquez de Arce El Doncel de Siguenza catedral de Siguenza taller de Sebastian de Almonacid hacia 1486 Virgen de los Angeles c 1500 de Alejo de Vahia Villafrechos Valladolid Enmarcado por la rejeria renacentista de Francisco de Villalpando 1540 1548 un fragmento del Retablo mayor de la catedral de Toledo 1497 1504 Entre los arquitectos pintores y escultores que intervinieron por encargo del Cardenal Cisneros en esta obra maestra colectiva de la escultura gotica estuvieron Enrique Egas y Pedro Gumiel diseno Francisco de Amberes y Juan de Borgona estofado y policromia Rodrigo Aleman Felipe Vigarni Diego Copin de Holanda y Sebastian de Almonacid imagineria y Petit Juan entallado y filigranas En la peninsula iberica la transicion del romanico es bien visible en el Portico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela una obra que aun conserva vestigios de su policromia Durante la evolucion inicial del gotico iberico la influencia francesa fue dominante y aunque en general los resultados fueran menos prolificos que en Francia adquirio unas caracteristicas muy singulares una asimilacion de las influencias arabes una tendencia recurrente al arcaismo y el gusto por una decoracion floral exuberante Ejemplos significativos de un gotico en su plenitud se pueden observar en las catedrales de Burgos y de Leon que se encontraban en los caminos de peregrinacion de la epoca y fueron decoradas con una estatuaria importante 58 La politica de acercamiento con Francia se reflejaba en el matrimonio de Luis VIII con Blanca de Castilla hija del rey Fernando III el Santo este hecho y el que el obispo de Burgos Mauricio habia pasado en Paris anos de estudio y conocia la nueva arquitectura y escultura que se practicaba en Francia propicio la venida de artistas galos procedentes de Reims y Amiens cuando empezaron la reconstruccion de las catedrales de Burgos y Leon 59 A lo largo del siglo XIII el resto de los reinos cristianos espanoles se mantuvieron mas o menos ajenos al gotico y las iglesias siguieron utilizando el estilo romanico Se importaron muchas piezas de dimensiones pequenas del estilo gotico frances destinadas a la devocion privada y se tiene noticia que varios artistas franceses trabajaron por diversos lugares de la peninsula realizando este tipo de obras Obras de finales del siglo XIII fueron la Virgen del mainel de la catedral de Tarragona y el apostolado de la misma puerta En el siglo XIV el estilo frances ya se habia instalado por completo en centros de escultura monumental de Navarra y la Corona de Aragon 20 60 61 De esta fase son buenos ejemplos las catedrales de Barcelona Pamplona y Zaragoza Al mismo tiempo la escultura se aplico de manera diversa en otros espacios como tumbas coros y edificios civiles De la primera decada se pueden citar los sepulcros de Pedro III de Aragon Jaime II y de su esposa Blanca de en el monasterio de Santes Creus Otro artista de la epoca fue Jaime Cascalls que trabajo en diversas obras del monasterio de Poblet y realizo la escultura exenta del rey Pedro IV de la catedral de Gerona Del escultor Pere Moragues es el sepulcro del obispo Lope Fernandez de Luna de la Seo de Zaragoza 62 A partir del siglo XV llego la influencia del arte flamenco y aleman influencia que se mantuvieron hasta la llegada del clasicismo renacentista durante el reinado de Carlos I ya en el siglo XVI En ese momento fue disminuyendo el interes por la decoracion monumental como en otros lugares de Europa y proliferaron los retablos y las obras portatiles Los ultimos ejemplos de grandes estatuas de fachada gotica se encuentran en la catedral de Oviedo y en la de Sevilla y en algunas partes de la catedral de Toledo Jean de Valenciennes realizo la puerta del Mirador de la catedral de Palma en su taller se formo Guillem Sagrera que realizo para la misma puerta las figuras de san Pedro y de san Pablo 62 El influjo del gotico internacional se hizo patente en la obra de Pere Johan que entre otras realizo el Sant Jordi San Jorge para el palacio de la Generalidad de Cataluna el retablo mayor de la catedral de Tarragona y el bancal de la Seo de Zaragoza La pervivencia del estilo gotico es mayor que en otros paises como puede comprobarse al comparar dos ejemplos de escultura funeraria el famoso Doncel de la catedral de Siguenza aun gotico y el sepulcro de los Reyes Catolicos en la catedral de Granada ya renacentista Incluso hasta el comienzo del siglo XVI puede considerarse gotico el estilo proveniente del norte de Europa Alemania y Flandes de las sillerias del coro de las catedrales de Ciudad Rodrigo de Toledo y Nueva de Plasencia debidas a Rodrigo Aleman Detalle de la tumba de Ines de Castro en Alcobaca Tradicional fue en la Corona de Castilla que triunfaran escultores del norte de Europa Lorenzo Mercadante Gil de Siloe o Felipe Bigarny Un lugar destacado ocupo la familia Egas o Cueman artifice de la transicion del gotico al renacimiento en el centro peninsular con Juan Guas y Sebastian de Almonacid responsable quiza del Doncel de la catedral de Siguenza o alguien vinculado a su taller de Guadalajara En el reino de Navarra destaco Janin Lomme de Tournai 63 Vasco de la Zarza discipulo de Domenico Fancelli el autor del sepulcro de los Reyes Catolicos ya puede considerarse plenamente renacentista En la transicion al siglo XVI aparecio una escuela eclectica llamada plateresco que desarrollo un estilo decorativo en las fachadas con estatuas enmarcadas por una abundante y compleja ornamentacion geometrica y vegetal Lo mismo sucedio con los retablos platerescos la riqueza y sofisticacion de los cuales sobrepasan los del norte de Europa de la misma etapa su apariencia es claramente diferente Uno de los autores mas notables en la realizacion de retablos fue Gil de Siloe y Alejo de Vahia que destaco en la ejecucion de imagenes independientes de grandes dimensiones 61 Portugal tuvo su inicio del gotico hacia el 1250 pero la escultura no fue el arte mas favorecido Los principales ejemplos se concretan en algunas tumbas de la nobleza entre ellas las del rey Pedro I de Portugal e Ines de Castro que se encuentran en el monasterio de Alcobaca Los centros de produccion mas importantes fueron Coimbra Lisboa Santarem y Evora Entre finales del siglo XV y XVI se desarrollo el estilo manuelino una derivacion del gotico que incorporaba elementos clasicos Su principal monumento es el Monasterio de los Jeronimos de Belem en Lisboa con un portal disenado por Juan de Castillo ricamente decorado con estatuas y varios ornamentos 61 64 Italia Editar Tumba del papa Bonifacio VIII por Arnolfo di Cambio 1300 El desarrollo del gotico italiano es posiblemente el mas atipico La tradicion clasica siempre estuvo relativamente viva con la existencia de numerosas ruinas del antiguo Imperio romano relieves sarcofagos y lapidas sepulcrales que son referentes visibles desde los inicios de la tradicion gotica Este factor tambien es responsable de que la manifestacion del gotico en Italia fuese mas breve No obstante la escultura italiana del periodo gotico de la que es destacada muestra Nicola Pisano y su hijo Giovanni Pisano fue la mas clasicista de toda Europa como tambien lo habia sido el romanico italiano Es posible que se inspiraran en imagenes de los sarcofagos romanos que existian en el cementerio de Pisa A pesar del tratamiento clasico que dieron a la figura humana las vestiduras las disenaron con las normas francesas como tambien se observa en el enfasis con que realizaron las escenas dramaticas El estilo de estos dos artistas influyo en las generaciones posteriores sobre todo en Arnolfo di Cambio y Andrea Orcagna que lo difundieron en otras zonas como Milan y Napoles e introdujeron una interpretacion mas individualizada de las figuras El fin de la escultura gotica se puede localizar con precision con el surgimiento del renacimiento en la Italia de comienzos del siglo XV con la famosa competencia por el encargo de las puertas del baptisterio de la catedral de Florencia con el gran maestro Andrea Pisano Pero incluso en estos siglos del XIV y XV se podian detectar influencias goticas en las esculturas de Lorenzo Ghiberti Donatello y otros artistas menos productivos ubicados en otras ciudades 65 19 20 Metodos de trabajo EditarArticulo principal Escultura Durante el gotico ninguna de las tecnicas escultoricas recibieron innovaciones esenciales aunque en muchas de ellas de manera progresiva se observa un gran refinamiento Una caracteristica de este periodo fue la concentracion del trabajo fundamentalmente en la piedra y la madera ya que la realizacion de piezas en bronce por su coste y por la dificultad tecnica era prohibitiva La tecnica de la fundicion a la cera perdida que produce esculturas vacias represento una reduccion en el coste de obras de grandes dimensiones pero fue redescubierta mas tarde a mediados del siglo XV 66 Portal de Santa Ana en la fachada de Notre Dame de Paris Los aspectos practicos mas importantes a destacar en la escultura gotica es su caracter colectivo y el papel de los gremios y los talleres de produccion En el siglo XII cuando aparecio el gotico el principal genero escultorico era el que acompanaba la arquitectura de las fachadas La construccion de una gran catedral podia tardar siglos se formaba un grupo de trabajo con una jerarquia organizada bajo la direccion general de la Iglesia y un ejercito de artesanos bajo un magister operis que la mayoria de las veces era tambien escultor el maestro de obras que estaba a cargo de la gestion del suministro de materiales y del personal y un magister lapidum que tenia la funcion de arquitecto jefe de director La ejecucion de las esculturas y la construccion de las fachadas se realizaba independiente por lo que a veces no coincidian en la fecha es decir cuando se colocaban las esculturas en las fachadas podia haber grandes desfases de anos como paso con la portada de Santa Ana de Notre Dame de Paris que esta datada del siglo XIII y parte de sus esculturas pertenecen al siglo XII 67 Los trabajadores y los artesanos no tenian ningun papel decisivo su subordinacion a los maestros era completa y muchas veces trabajaban directamente bajo la direccion eclesiastica Segun unas listas de recaudacion de impuestos Paris en el ano 1292 contaba 33 pintores 23 iluminadores 24 imagineros y 104 entre canteros y albaniles 68 Aunque se conozcan los nombres de algunos arquitectos goticos la personalidad artistica independiente o el artesano elevado al nivel de artista como lo conocemos actualmente es una figura que aparecio en el siglo XIV cuando en las ciudades mas importantes podian atraer a los mejores artistas para que establecieran talleres privados Asi hasta mediados del siglo XIV casi toda la escultura gotica fue anonima y el producto de muchas manos Cuando empezaron a multiplicarse la creacion de talleres la regla era que el maestro utilizaba un numero de asistentes que ayudaban a la ejecucion de las obras y la personalidad creativa del maestro se hizo mas clara podia controlar mejor los resultados de los encargos aunque el producto final siempre era colectivo Por otro lado la existencia de un numero creciente de artistas independientes impulso la organizacion de asociaciones o gremios Los gremios ejercian un poder considerable en la distribucion de los contratos en los metodos de ensenanza de los aprendices y a veces tambien la definicion de los parametros esteticos Aunque en esta ultima cuestion las exigencias de los gremios eran por regla general menores y dejaban libertad de eleccion a los escultores Las obras se realizaban siempre por encargo no existia la produccion espontanea y el gusto de los clientes era decisivo 69 70 71 Recuperacion y valoracion moderna Editar La fachada neogotica de la catedral de Barcelona con decoracion de esculturas Fachada neogotica de la catedral de Santa Maria del Fiore en Florencia con decoracion escultorica Durante el Renacimiento con la intensa apreciacion del clasicismo la escultura gotica quedo en el olvido y asi permanecio hasta mediados del siglo XVIII cuando se recupero el interes por los temas medievales Estudiosos ingleses alemanes y franceses como Walpole Goethe Chateaubriand tuvieron un papel importante en este redescubrimiento 72 pero este interes por estar todavia restringido a las elites intelectuales de la epoca no evito que un monton de obras y monumentos goticos desaparecieran durante la Revolucion Francesa Los actos de vandalismo por parte del pueblo fueron alentados por los decretos del gobierno revolucionario como los emitidos por la Comuna de Paris que ordenaba la decapitacion de todas las estatuas de los reyes de la fachada de Notre Dame un simbolo de la monarquia depuesta 73 74 Los primeros estudios sobre el gotico se centraron en la arquitectura prestando poca atencion en la escultura que se considero como una simple ornamentacion de los edificios y que tenia que competir con el inmenso prestigio de que gozaba la escultura clasica grecorromana Karl Richard Lepsius fue el primero en 1822 al realizar un estudio detallado de las esculturas de la catedral de Naumburg pero aun asi la analizo comparandola con la clasica y salio perjudicada la gotica De cualquier manera llamo la atencion sobre el tema y esta considerado como un importante documento historico y cultural A partir de ese momento comenzaron a aparecer mas estudios con frecuentes referencias a la escultura pero todavia dentro del analisis general de la historia medieval La historiografia empezo a consolidarse como una ciencia moderna y paso a utilizar una metodologia basada en la documentacion y en los enfoques mas objetivos En este proceso fue un referente el estudio de Franz Kluger Handbuch der Kunstgeschichte 1842 donde por primera vez se dedicaban secciones enteras a hablar de escultura Otra contribucion importante fue la propuesta de Carl Schnaase el Geschichte der bildenden Kunste 1842 1864 con cinco volumenes dedicados a la Edad Media y al estudio de los monumentos dentro de un contexto social intelectual e historico La importancia de este estudio fue el cuestionar la tendencia general de analizar la produccion artistica medieval a partir de criterios utilizados para el estudio del arte clasico Al mismo tiempo el desarrollo de la arqueologia cristiana llego a definir el gotico como el estilo por excelencia del cristianismo A partir de mediados del siglo XIX se fundaron varias revistas especializadas que editaban articulos donde se trataban obras individuales o grupos de esculturas del gotico y donde se abordaban los aspectos iconograficos y las interpretaciones teologicas sin una vision sintetica 72 Articulo principal Neogotico Ante este interes por la Edad Media en general y por el gotico en particular se formo una verdadera ola renovadora neogotica que tuvo su reflejo principalmente en la arquitectura la literatura y la pintura pero con una expresion significativa tambien en la escultura Se crearon imagenes de devocion y en la decoracion de muchos templos nuevos que eligieron esta estetica algunos estudios sugieren que durante el neogotico que duro hasta mediados del siglo XX se extendio por todo Occidente con mas edificios goticos que los que se construyeron durante todo el periodo de su estilo original El neogotico era un estilo eclectico que en una unica obra incorporaba elementos de la escuela neoclasica y romantica y de varias fases distintas del gotico historico por lo tanto mas que una resurreccion arqueologica adquirio la fuerza de un nuevo estilo autonomo y tambien contribuyo a la formacion de colecciones de arte gotico y se impulsaron muchos proyectos de restauracion de monumentos antiguos aunque no siempre con un estricto respeto por la autenticidad historica 75 Un tratamiento mas profundo y cientifico de la escultura gotica solo se produjo a finales del siglo XIX a partir de la obra de Wilhelm Lubcke Geschichte der Plastik von den altesten Zeit bis auf die Gegenwart 1863 1871 Lubcke construyo por primera vez un panorama total de la historia de la escultura desde las civilizaciones antiguas del Oriente Proximo hasta los tiempos modernos anadio muchas ilustraciones y reconocio que el escultura medieval estaba siendo indebidamente olvidada Otros trabajos de Wilhelm Bode Franz von Reber y especialmente Wilhelm Voge establecieron un campo para el estudio de la escultura gotica mientras que Giovanni Morelli Emile Male Louis Courajod y otros especialistas se dedicaron a analizar el regionalismo la iconografia de periodos especificos la genealogia y la interpretacion del estilo El nuevo uso de la fotografia como un medio de documentacion cientifica tambien fue fundamental para los expertos y para la divulgacion de los monumentos goticos entre el publico en general Otro factor que contribuyo a la revalorizacion de la escultura gotica fue que desde finales del siglo XVIII algunas ordenes religiosas fueron disueltas en varios paises y fueron desmantelados o reformados muchos edificios medievales sus estatuas decorativas se trasladaron a las colecciones de museos Desvinculada de su funcion pudo ser evaluada como obra de arte independientemente del culto y su aspecto mistico En el siglo XX se hicieron importantes contribuciones a menudo polemicas sobre diversos aspectos estilisticos Las concepciones sobre el gotico de Wilhelm Worringer tuvieron un gran impacto en el expresionismo en otras vanguardias modernistas y tambien sobre el nacionalismo aleman anterior al nazismo Hans Seldmayer y Erwin Panofsky definieron la catedral gotica como una obra de arte total Gesamtkunstwerk Johan Huizinga y Arnold Hauser relacionaron arte y sociedad Pero a pesar de los grandes avances mas recientes en el campo de los estudios medievalistas y pese a la considerable bibliografia publicada sobre la arquitectura de las catedrales la escultura gotica como entidad independiente sigue siendo un tema relativamente poco explorado por los investigadores modernos 36 72 76 77 Vease tambien EditarBaja Edad Media Arte gotico Arquitectura gotica Pintura gotica Hispano flamenco Escultura romanica Escultura del RenacimientoReferencias Editar Manote y Teres 2007 p 16 a b Encyclopaedia Britannica ed Gothic art en ingles Consultado el 16 de abril de 2012 a b Rothschild Lincoln 2007 Read Books ed Sculpture through the Ages en ingles pp 105 107 Consultado el 16 de abril de 2012 a b Jaeger C Stephen 1994 The Envy of Angels Cathedral Schools and Social Ideals in Medieval Europe 950 1200 En Universidad de Pensilvania ed Middle Ages series en ingles p 346 Consultado el 16 de abril de 2012 Nash Susie 2009 Northern Renaissance art En Universitat de Oxford ed Oxford history of art en ingles pp 12 24 Consultado el 16 de abril de 2012 Kessler Herbert 2006 Wiley Blackwell ed Gregory the Great and Image Theory in Northern Europe during the Twelfth and Tirtheenth Centuries Rudolph Conrad A companion to medieval art Romanesque and Gothic in Northern Europe Volume 2 de Blackwell companions to art history en ingles pp 151 163 Consultado el 17 de abril de 2012 Bredin Hugh 2002 Wiley Blackwell ed Medieval Art Theory EM Smith Paul amp Wilde Carolyn eds A companion to art theory Volume 5 de Blackwell companions to literature and culture en ingles pp 29 30 Consultado el 17 de abril de 2012 Sureda 1988 pp 298 299 Bozal 1983 p 186 Manote y Teres 2007 pp 22 23 Sureda 1988 p 230 a b Bozal 1983 p 185 Chapuis Julien 2000 Heilbrunn Timeline of Art History New York The Metropolitan Museum of Art ed Romanesque Art en ingles Consultado el 18 de abril de 2012 Encyclopaedia Britannica Online ed Western sculpture Romanesque en ingles Consultado el 18 de abril de 2012 Reina Valera Mateo 25 1 13 Consultado el 18 de abril de 2012 a b Fowler Harold North A History of Sculpture En Kessinger Publishing 1916 digitalizado en 2005 ed Kessinger rare reprints en ingles pp 204 208 Consultado el 18 de abril de 2012 Clark William W 2006 Medieval cathedrals En Greenwood Publishing Group ed Greenwood guides to historic events of the medieval world en ingles pp 73 75 Consultado el 18 de abril de 2012 a b Gardner Helen Kleiner Fred S Mamiya Christin J 2005 Gardner s art through the ages the Western perspective Volumen 1 Cengage Learning en ingles pp 361 368 Consultado el 18 de abril de 2012 a b c d Janson Horst Woldemar 2003 Prentice Hall PTR ed History of art the Western tradition en ingles Consultado el 18 de abril de 2012 a b c d e f g Encyclopaedia Britannica Online ed Western sculpture Early Gothic en ingles Consultado el 18 de abril de 2012 a b Gardner Kleiner Mamiya Sculpture through the Ages en ingles pp 377 379 Consultado el 18 de abril de 2012 DDAA Historia Universal del Arte 1984 p 670 Garcia Marsilla Juan Vicente 2002 1 Historia de l art medieval en catalan Universitat de Valencia p 253 ISBN 84 370 5480 X Consultado el 18 de abril de 2012 a b Buchsel Martin 2006 Gothic Sculpture from 1150 to 1250 IN Rudolph Conrad A companion to medieval art Romanesque and Gothic in Northern Europe Volumen 2 deBlackwell companions to art history Wiley Blackwell en ingles pp 403 420 Consultado el 18 de abril lde 2012 Pontynen Arthur 2006 Transaction Publishers ed For the love of beauty art history and the moral foundations of aesthetic judgment en ingles pp 178 179 Consultado el 18 de abril de 2012 a b c Hauser Arnold 1999 The Social History of Art Routledge Volumen I en ingles pp 210 215 ISBN 0 415 19945 X Nunes Benedito 1978 Diretrizes da Filosofia no Renascimento A Franco Afonso Arinos de Melo et alii O Renascimento en portugues Rio de Janeiro Agir MNBA pp 64 77 Altizer Thomas J J 1985 History as apocalypse en ingles SUNY series in religious studies SUNY Press pp 106 107 Consultado el 19 de abril de 2012 Ladner Gerhart 1989 University of Toronto Press ed Ad Imaginem Dei The Image of Man in Medieval Art IN Kleinbauer W Eugene Modern perspectives in Western art history an anthology of twentieth century writings on the visual arts Volumen 25 de Medieval Academy reprints for teaching en ingles pp 432 448 Consultado el 19 de abril de 2012 a b Frisch Teresa G 1987 University of Toronto Press ed Gothic art 1140 c 1450 sources and documents en ingles pp 109 112 Consultado el 19 de abril de 2012 Le Goff Jacques 2006 Wiley Blackwell ed The Birth of Europe en ingles pp 150 153 Consultado el 19 de abril de 2012 Seasoltz R Kevin 2005 Continuum International Publishing Group ed A sense of the sacred theological foundations of sacred architecture and art en ingles pp 143 144 Consultado el 19 de abril de 2012 Fowler en ingles pp 210 211 Consultado el 19 de abril de 2012 Holcomb Melanie 2000 The Metropolitan Museum of Art ed Animals in Medieval Art Heilbrunn Timeline of Art History en ingles New York Consultado el 19 de abril de 2012 Cipa Shawn 2009 Fox Chapel Publishing ed Carving Gargoyles Grotesques and Other Creatures of Myth History Lore and 12 Artistic Patterns en ingles pp 12 23 Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016 Consultado el 19 de abril de 2012 a b c d e Binski Paul 2000 Jones Michael ed The New Cambridge Medieval History c 1300 c 1415 Vol VI en ingles pp 231 232 Consultado el 19 de abril de 2012 a b Fleming John Honour Hugh 2005 Laurence King Publishing ed A world history of art en ingles Consultado el 19 de abril de 2012 Barber John 2006 Academica Press LLC ed The Road from Eden Studies in Christianity and Culture en ingles pp 140 142 Consultado el 19 de abril de 2012 Miles Margaret Ruth 2005 Wiley Blackwell ed The Word made flesh a history of Christian thought en ingles pp 186 187 Consultado el 19 de abril de 2012 a b Belting Hans 1997 University of Chicago Press ed Likeness and presence a history of the image before the era of art en ingles pp 434 436 Consultado el 19 de abril de 2012 DDAA Historia Universal del Arte 1984 p 687 Hauser pag 123 126 483 489 Cunningham Lawrence S Reich John J 2009 Cengage Learning ed Culture amp Values Volumen II A Survey of the Humanities with Readings en ingles pp 323 325 Consultado el 19 de abril de 2012 a b DDAA Historia Universal del Arte 1984 p 685 Belting Hans University of Chicago Press ed Likeness and presence a history of the image before the era of art en ingles pp 449 453 ISBN 0 226 04215 4 Consultado el 19 de abril de 2012 Nash Susie 2009 Oxford University Press ed Northern Renaissance art en ingles p 14 Consultado el 19 de abril de 2012 a b Belting Hans 1997 University of Chicago ed Likeness and presence a history of the image before the era of art en ingles pp 458 459 Consultado el 19 de abril de 2012 Sureda 1988 pp 350 351 a b Post Chandler Rathfon 2009 BiblioBazaar LLC ed A History of European and American Sculpture from the Early Christian Period to the Present Day en ingles pp 69 83 Consultado el 17 de abril de 2012 Sureda 1988 pp 353 354 a b Sureda 1988 p 391 Kleiner amp Mamiya Gardner s art through the ages the Western perspective en ingles pp 393 396 Consultado el 17 de abril de 2012 Post Chandler Rathfon A History of European and American Sculpture from the Early Christian Period to the Present Day en ingles pp 99 124 Consultado el 17 de abril de 2012 Sureda 1988 p 398 Nigel Saul Coldstream Nicola 1997 The Oxford illustrated history of medieval England En Oxford University Press ed The Visual Arts en ingles pp 220 243 ISBN 0 19 820502 3 Consultado el 17 de abril de 2012 Williamson Paul 1998 Yale University Press ed Gothic sculpture 1140 1300 en ingles pp 220 223 ISBN 9780300074529 Consultado el 16 de abril de 2012 Fowler Harold A History of Sculpture en ingles pp 327 328 Consultado el 16 de abril de 2012 Sureda 1988 p 370 Manote y Teres 2007 p 21 Fowler Harold North A History of Sculpture en ingles pp 245 254 Consultado el 17 de abril de 2012 a b c Post Chandler Rathfon A History of European and American Sculpture from the Early Christian Period to the Present Day en ingles pp 127 136 Consultado el 17 de abril de 2012 a b Sureda 1988 p 371 Gomez Moreno 1947 p 271 Gerli E Michael Armistead Samuel G 2003 Taylor amp Francis ed Medieval Iberia an encyclopedia Vol 8 de Routledge encyclopedias of the Middle Ages en ingles pp 745 746 Consultado el 17 de abril de 2012 DDAA Historia Universal del Arte 1984 p 679 Stone Richard E 2000 The Metropolitan Museum of Art ed Direct versus Indirect Casting of Small Bronzes in the Italian Renaissance In Heilbrunn Timeline of Art History en ingles Nueva York Consultado el 17 de abril de 2012 Manote y Teres 2007 p 18 DDAA Historia Universal del Arte 1984 p 660 Hauser Arnold 1999 The Social History of Art From prehistoric times to the Middle Ages en ingles pp 117 119 Consultado el 17 de abril de 2012 Medcalf Stephen 1981 University Paperbacks Taylor amp Francis ed The Later Middle Ages Context of English literature en ingles pp 181 183 Consultado el 17 de abril de 2012 DDAA Historia Universal del Arte 1984 p 661 a b c Brush Kathryn 1995 University of Toronto Press ed Integration or Segregation among Disciplines The Historiography of Gothic Sculpture as Case Study Artistic integration in Gothic buildings en ingles pp 19 35 Consultado el 19 de abril de 2012 Emery Elizabeth Nicole Morowitz Laura 2003 Ashgate Publishing Ltd ed Consuming the past the medieval revival in fin de siecle France en ingles p 31 Consultado el 19 de abril de 2012 Little Charles T Stein Wendy A 2000 The Metropolitan Museum of Ar ed The Face in Medieval Sculpture Heilbrunn Timeline of Art History en ingles Nueva York Consultado el 19 de abril de 2012 Gerrard Chrisurl 2002 Routledge ed Medieval Archaeology Understanding Traditions and Contemporary Approaches en ingles pp 30 55 Consultado el 19 de abril de 2012 Barasch Moshe 2000 Routledge ed Theories of Art Volume 3 en ingles pp 184 185 Consultado el 19 de abril de 2012 Williams Rhys 2005 Rodopi ed Wilhelm Worringer and the Historical Avant Garde Scheunemann Dietrich Avant garde Neo avant garde Volumen 17 de Avant garde critical studies en ingles pp 54 57 Consultado el 19 de abril de 2012 Bibliografia EditarBozal Valeriano 1983 Historia del Arte La escultura Tomo II Barcelona Carroggio ISBN 84 7254 313 7 DDAA 1984 Historia Universal del Arte Volumen V Madrid Sarpe ISBN 84 7291 593 X Gomez Moreno Elena 1947 Mil Joyas del Arte Espanol tomo I Antiguedad y Edad Media Barcelona Instituto Gallach Manote i Clivilles Maria Rosa Teres i Tomas Maria Rosa 2007 Introduccio general L art gotic a Catalunya Escultura I La configuracio de l estil en catalan Barcelona Fundacio Enciclopedia Catalana ISBN 978 84 412 0892 6 Sureda Joan 1988 Historia Universal del Arte Romanico Gotico TomoIV Barcelona Planeta ISBN 84 320 6684 2 Enlaces externos EditarGothic Art Heilbrunn Timeline of Art History Nova York The Metropolitan Museum of Art 2000 Articulo principal y otros relacionados en ingles Gothic Art Sculpture en ingles Esta obra contiene una traduccion derivada de Escultura gotica de Wikipedia en catalan concretamente de esta version publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Escultura gotica Datos Q1277524 Multimedia Gothic sculptures Obtenido de https es wikipedia org w index php title Escultura gotica amp oldid 140659047, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos