fbpx
Wikipedia

Escultura de Italia

Historia

Escultura etrusca

 
Loba capitolina.

Las esculturas etruscas son principalmente en terracota o bronce. Modelaron las figuras de los muertos, que aparecían recostados sobre los sarcófagos.[1]​ Con la escultura etrusca apareció el retrato realista, saliendo del idealismo del arte griego.[1]

Tiene cierta semejanza con la primitiva escultura griega y cierta influencia mesopotámica.[2]

Las principales obras de este período son la Quimera de Arezzo, la Loba capitolina, el Apolo de Veyes entre otras.[2][3]

Escultura romana

República e imperio

La escultura romana no tuvo un estilo propio hasta pasado cierto tiempo.[3]

Sus primeras influencias fueron los etruscos.[1][3]​ Más adelante, según aumentaba el territorio romano y avanzaban las conquistas, grandes cantidades de esculturas griegas llegaron a Roma como botín de guerra y también llegaron los escultores griegos. Realizaron de estas esculturas miles de copias que adornarían los jardines y los edificios públicos romanos.[1][2]​ De los etruscos heredaron el realismo de las imágenes de cera que realizaban a sus difuntos, de los griegos el idealismo. De época republicana destacan los retratos de Julio César, Cicerón y Pompeyo. El idealismo griego se puede apreciar en las obras del principio del imperio (s.I a.c) como el Augusto de Prima Porta, o los retratos de Calígula y Tiberio.[2]

Posteriormente la época de los flavios y durante la anarquía militar del s. III d.c predominó la corriente más propia del realismo.[3]​ Durante el reinado de los Antoninos el retrato tiende al barroquismo. Muestra de ello son los retratos de Cómodo, Antonio Pío y la Estatua ecuestre de Marco Aurelio.[2]

En Roma también se esculpieron relieves, las influencias fueron las mismas, siendo el realismo una tendencia más popular y el idealismo más aristocrático. En los relieves, los artistas romanos hicieron uso de recursos pictóricos como las perspectivas.[1]​ Y detalles anecdóticos. La influencia más clara de Grecia se aprecia en los relieves del Ara Pacis de Augusto, esta tendencia idealista se fue perdiendo con el tiempo, aunque se mantiene en la Columna de Trajano o el Arco de Tito, pero es más débil en la Columna de Marco Aurelio en que sus relieves representan el horror de la guerra.[3]

Escultura bizantina

Las obras más destacadas de la escultura bizantina son las labores ornamentales de los capiteles con motivos vegetales y animales afrontados, como son los de San Vital de Rávena o los sarcófagos de la misma ciudad, en los que se representan los temas del Buen Pastor.

Pero las obras capitales de la escultura bizantina son las pequeñas obras, dípticos y cajas talladas en marfil, destacando el díptico Barberini, Museo del Louvre, del siglo V, o la célebre Cátedra del Obispo Maximiano, en Rávena, tallada hacia el año 533 sobre placas de marfil con minucioso trabajo.

Edad Media

Románico

Durante el románico, en el resto de Europa la escultura estuvo subordinada a la arquitectura, siendo una simple ornamentación, principalmente en las puertas de las iglesias y catedrales. Pero en la mayor parte del territorio italiano, la decoración escultórica no existía, en el arte románico particular italiano se le dio más importancia al color, por lo que la decoración de las fachads no era esculpida si no que era pintada o utilizaba mármoles de diferentes colores.[1]​ Pero en general el románico italiano, al igual que el gótico fue más clasicista que en el resto de Europa.

Gótico

La escultura gótica italiana se desarrolla principalmente en la Toscana y el norte de la península.[3]​ Son los lugares donde Nicola Pisano esculpió los relieves del púlpito del baptisterio de la Catedral de Pisa y de la Catedral de Siena. Nicola Pisano tuvo una tendencia marcadamente clasicista que prácticamente se anticipa al renacimiento.[1]​ Por otro lado, su hijo Giovanni está más influido por la corriente internacional, tomando características propias del gótico francés[3]​ como del alemán.[1]

Finalmente con Lorenzo Ghiberti termina el gótico, conserva ciertos rasgos de la escultura gótica aunque volviendo en cierto modo al clasicismo lo que conducirá al renacimiento.[3]

Renacimiento

La escultura del Renacimiento se entiende como un proceso de recuperación de la escultura de la Antigüedad clásica. Los escultores encontraron en los restos artísticos y en los descubrimientos de yacimientos de esa época pasada la inspiración perfecta para sus obras. También se inspiraron en la naturaleza. En este contexto hay que tener en cuenta la excepción de los artistas flamencos en el norte de Europa, los cuales además de superar el estilo figurativo del gótico promovieron un Renacimiento ajeno al italiano, sobre todo en el apartado de la pintura.[4]

El renacer a la antigüedad con el abandono de lo medieval, que para Giorgio Vasari «había sido un mundo propio de godos»,[5]​ y el reconocimiento de los clásicos con todas sus variantes y matices fue un fenómeno casi exclusivamente desarrollado en Italia. El arte del Renacimiento logró interpretar la Naturaleza y traducirla con libertad y con conocimiento en gran multitud de obras maestras.[6]

Manierismo

El término manierismo es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI (Cinquecento, en italiano), como parte última del Renacimiento (es decir, un Bajo Renacimiento). Su caracterización es problemática, pues aunque inicialmente se definió como la imitación de la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento (por ejemplo, el propio Tintoretto pretendía dibujar como Miguel Ángel y colorear como Tiziano), posteriormente se entendió como una reacción contra el ideal de belleza clasicista y una complicación laberíntica[7]​ tanto en lo formal (línea serpentinata, anamorfosis, exageración de los movimientos, los escorzos, las texturas, los almohadillados, alteración del orden en los elementos arquitectónicos) como en lo conceptual (forzando el decorum y el equilibrio altorenacentistas, una "violación de la figura"),[8]​ que prefigura el "exceso"[9]​ característico del Barroco. Por otro lado, también se identifica el Manierismo con un arte intelectualizado y elitista, opuesto al Barroco, que será un arte sensorial y popular.[10]​ Considerado como una mera prolongación del genio creativo de los grandes genios del Alto Renacimiento (Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Tiziano) por sus epígonos (como los leonardeschi), el Manierismo fue generalmente infravalorado por la crítica y la historiografía del arte como un estilo extravagante, decadente y degenerativo; un refinamiento erótico[11]​ y una "afectación artificiosa"[12]​ cuya elegancia y grazia[13]​ no fue apreciada plenamente hasta su revalorización en el siglo XX, que comenzó a ver de forma positiva incluso su condición de auto-referencia del arte en sí mismo.[14]

El manierismo es considerado subjetivo e inestable. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Se prefiere, en escultura sobre todo, la línea o figura serpentinata, en que las figuras se disponen en sentido helicoidal ascendente.[15]​ Cuando los elementos principales del Renacimiento empezaban a entrar en crisis, el manierismo significó un progresivo abandono de la proporción de las figuras, de la perspectiva espacial, del uso de líneas claras y definidas y de las expresiones mesuradas y dulces de los personajes renacentistas. El concepto de maniera significaba un saber hacer, y además sin esforzarse demasiado por hacerlo. Una sofisticación, por así decirlo, pues se trata de un arte exclusivo de la corte.[16]

Barroco

 
Pestsäule (columna de la Peste)[17]​ conmemorativa de la Gran peste de Viena de 1679, Matthias Rauchmüller
 
Altar mayor de la iglesia de San Carlos Borromeo (Viena). La Apoteosis central es de Alberto Camesina,[18]​ y las piezas de estuco de Ferdinand Maxmilián Brokoff (1725)

Escultura barroca es la denominación historiográfica de las producciones escultóricas de la época barroca (de comienzos del siglo XVII a mediados del siglo XVIII).

Sus características generales son:

  • Naturalismo, es decir, representación de la naturaleza tal y como es, sin idealizarla.
  • Integración en la arquitectura, que proporciona intensidad dramática.
  • Esquemas compositivos libres del geometrismo y la proporción equilibrada propia de la escultura del Renacimiento pleno. La escultura barroca busca el movimiento; se proyecta dinámicamente hacia afuera con líneas de tensión complejas, especialmente la helicoidal o serpentinata, y multiplicidad de planos y puntos de vista. Esta inestabilidad se manifiesta en la inquietud de personajes y escenas, en la amplitud y ampulosidad de los ropajes, en el contraste de texturas y superficies, a veces en la inclusión de distintos materiales, todo lo cual que produce fuertes efectos lumínicos y visuales.
  • Representación del desnudo en su estado puro, como una acción congelada, conseguido mediante una composición asimétrica, donde predominan las diagonales y serpentinatas, las poses sesgadas y oblicuas, el escorzo y los contornos difusos e intermitentes, que dirigen la obra hacia el espectador con gran expresividad.
  • A pesar de la identificación del Barroco con un "arte de la Contrarreforma", adecuado al sentimiento de la devoción popular, la escultura barroca, incluso en los países católicos, tuvo una gran pluralidad de temas (religiosos, funerarios, mitológicos, retratos, etc.)
  • La manifestación principal es la estatuaria, utilizada para la ornamentación de espacios interiores y exteriores de los edificios, así como de los espacios abiertos, tanto privados (jardines) como públicos (plazas). Las fuentes fueron un tipo escultórico que se acomodó muy bien con el estilo barroco. Particularmente en España, tuvieron un extraordinario desarrollo la imaginería y los retablos.

Neoclasicismo

  • También en la escultura neoclásica pesó el recuerdo del pasado, muy presente si consideramos el gran número de piezas que las excavaciones iban sacando a la luz, además de las colecciones que se habían ido formando a lo largo de los siglos.

Las esculturas neoclásicas se realizaban en la mayoría de los casos en mármol blanco, sin policromar, puesto que así se pensaba que eran las esculturas antiguas, predominando en ellas la noble sencillez y la serena belleza que Winckelmann había encontrado en la estatuaria griega. En este mismo sentido habían ido las teorías de Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) que en su libro Laocoonte, o de los límites de la pintura y de la poesía (1766) había tratado de fijar una ley estética de carácter universal que pudiera guiar a los artistas; sus concepciones sobre la moderación en las expresiones y en el plasmado de los sentimientos son reglas que adoptará el modelo neoclásico.

Así, los escultores de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, crearán obras en las que prevalecerá una sencillez y una pureza de líneas que los apartará del gusto curvilíneo del Barroco. En todos ellos el desnudo tiene una notable presencia, como deseo de rodear las obras de una cierta intemporalidad. Los modelos griegos y romanos, los temas tomados de la mitología clásica y las alegorías sobre las virtudes cívicas llenaron los relieves de los edificios, los frontones de los pórticos y los monumentos, como arcos de triunfo o columnas conmemorativas.

El retrato también ocupó un importante lugar en la escultura neoclásica; Antonio Canova (1757-1822) representó a Napoleón como Marte (1810, Milán) y a su hermana Paulina como Venus Victrix (1807, Roma) tomando así los modelos de los dioses clásicos. No obstante otros prefirieron un retrato idealizado pero al tiempo realista que captara el sentimiento del retratado, como Jean-Antoine Houdon (1741-1828) con su Voltaire anciano (Museo del Hermitage) o el bello busto de la emperatriz Josefina (1806, castillo de Malmaison) de Joseph Chinard (1756-1813).

Antonio Canova (1757-1822) y Bertel Thorvaldsen (1770-1844) resumen las distintas tendencias de la escultura neoclásica. Mientras Canova llega al Clasicismo desde una formación barroca y configura un estilo de gran sencillez racional, el danés Thorvaldsen siguió más directamente las teorías de Winckelmann hasta conseguir un estilo voluntariamente distante y frío que debe mucho a la estatuaria griega. Su Jasón o Marte y el Amor reflejan esa fidelidad al modelo griego.

Lista de escultores italianos por orden alfabético

Bibliografía y referencias

  1. Historia del arte. Vicens Vives. 2008. ISBN 978-84-316-4590-8. 
  2. Gran enciclopedia universal de Espasa. 2004. ISBN 84-670-1327-3 (obra completa). 
  3. Diccionario enciclopédico Larousse. 1983. ISBN 84-7551-004-3 (obra completa). 
  4. Castelfranchi Vegas, Liana (1996), pág. 43.
  5. Sureda, Joan, (1988) pág. 10.
  6. Sureda, Joan (1988), pág. 13.
  7. El título de la obra de uno de los más importantes definidores del manierismo como movimiento cultural, el historiador de la cultura Gustav René Hocke, en Die Welt Labyrinth. Manier und Manie in der europäischen Kunst. Beiträge zur Ikonographie und Formgeschichte der europäischen Kunst von 1520 bis 1650 und der Gegenwart. Rowohlt ("El mundo como laberinto. Maniera y manía en el arte europeo. Contribución a la iconografía e historia de las formas en el arte europeo del 1520 al 1650 y la actualidad"), Hamburgo, 1957. Hommage à Gustav René Hocke. Die Welt Labyrinth. Viersen 1989, S. 16. Fuente citada en de:Gustav René Hocke
  8. Baselitz, Kuspit y otros, citados por Ruy Boyne, Subject, Society and Culture, pg. 89
  9. De momento el enlace exceso dirige a una desambiguación, en la que puede elegirse seguir a artículos relacionados con el concepto, como el concepto clásico de hybris o el concepto literario de hipérbole (que es el que se ha optado por incluir en este artículo, y a donde también redirige de momento el enlace exageración). No obstante, el concepto tiene gran importancia para la estética, teoría e historia del arte, además de implicaciones más generales. Duttmann, AG; Phillips, J Philosophy of Exaggeration (Continuum Studies in Continental Philosophy) (2007). Fuente citada en en:Exaggeration.
  10. Juan Haro y otros, Historia del Arte, Vicens-Vives.
  11. Georges Bataille: "el erotismo toca la misma esencia del manierismo" (The tears of Eros, pg. 95).
  12. Ernst Robert Curtius, citado en Antonio Alatorre, El Sueño Erótico en la Poesía Española de Los Siglos de Oro, 2003.
  13. "Vasari acierta con la interpretación manierista del concepto de grazia (intraducible -véase gracia-) cuando la caracteriza como un elemento indefinible dependiente del juicio instintivo del ojo. La correcta proporción produce belleza, pero no grazia. La Bella maniera, por su parte, engendra una grazia que, simplemente, no puede medirse. También depende de la facilidad en la ejecución. El artista debe ser diestro y espontáneo, ya que la grazia puede destruirse con el excesivo estudio ... como la sprezzatura de Castiglione, la grazia de Vasari no puede aprenderse. La facilidad no asegura la grazia, sino que estimula la libertad y osadía del disegno. La Bella maniera es, pues, elegante y dulce, con una atisbo de deformación graciosa y virtuosismo casual." (Rika, op. cit., pg. 21 (sección Mannerist Theory - The visual arts).
  14. Mark Franko, Dance as Text: Ideologies of the Baroque Body, pg. 191.
  15. «Arteespaña». 
  16. «Manierismo». 
  17. Plague Column Vienna, fuente citada en en:Pestsäule, Vienna
  18. Zendralli, fuente citada en Alberto Camesina
  19. Sacco, fuente citada en it:Oratorio del Rosario di Santa Cita

Véase también

  •   Datos: Q8778330

escultura, italia, Índice, historia, escultura, etrusca, escultura, romana, república, imperio, escultura, bizantina, edad, media, románico, gótico, renacimiento, manierismo, barroco, neoclasicismo, lista, escultores, italianos, orden, alfabético, bibliografía. Indice 1 Historia 1 1 Escultura etrusca 1 2 Escultura romana 1 2 1 Republica e imperio 1 2 2 Escultura bizantina 1 3 Edad Media 1 3 1 Romanico 1 3 2 Gotico 1 4 Renacimiento 1 5 Manierismo 1 6 Barroco 1 7 Neoclasicismo 2 Lista de escultores italianos por orden alfabetico 3 Bibliografia y referencias 4 Vease tambienHistoria EditarEscultura etrusca Editar Articulos principales Arte etruscoy Escultura etrusca Loba capitolina Las esculturas etruscas son principalmente en terracota o bronce Modelaron las figuras de los muertos que aparecian recostados sobre los sarcofagos 1 Con la escultura etrusca aparecio el retrato realista saliendo del idealismo del arte griego 1 Tiene cierta semejanza con la primitiva escultura griega y cierta influencia mesopotamica 2 Las principales obras de este periodo son la Quimera de Arezzo la Loba capitolina el Apolo de Veyes entre otras 2 3 Escultura romana Editar Articulos principales Escultura de Romay Escultura romana Republica e imperio Editar Augusto de Prima Porta La escultura romana no tuvo un estilo propio hasta pasado cierto tiempo 3 Sus primeras influencias fueron los etruscos 1 3 Mas adelante segun aumentaba el territorio romano y avanzaban las conquistas grandes cantidades de esculturas griegas llegaron a Roma como botin de guerra y tambien llegaron los escultores griegos Realizaron de estas esculturas miles de copias que adornarian los jardines y los edificios publicos romanos 1 2 De los etruscos heredaron el realismo de las imagenes de cera que realizaban a sus difuntos de los griegos el idealismo De epoca republicana destacan los retratos de Julio Cesar Ciceron y Pompeyo El idealismo griego se puede apreciar en las obras del principio del imperio s I a c como el Augusto de Prima Porta o los retratos de Caligula y Tiberio 2 Posteriormente la epoca de los flavios y durante la anarquia militar del s III d c predomino la corriente mas propia del realismo 3 Durante el reinado de los Antoninos el retrato tiende al barroquismo Muestra de ello son los retratos de Comodo Antonio Pio y la Estatua ecuestre de Marco Aurelio 2 En Roma tambien se esculpieron relieves las influencias fueron las mismas siendo el realismo una tendencia mas popular y el idealismo mas aristocratico En los relieves los artistas romanos hicieron uso de recursos pictoricos como las perspectivas 1 Y detalles anecdoticos La influencia mas clara de Grecia se aprecia en los relieves del Ara Pacis de Augusto esta tendencia idealista se fue perdiendo con el tiempo aunque se mantiene en la Columna de Trajano o el Arco de Tito pero es mas debil en la Columna de Marco Aurelio en que sus relieves representan el horror de la guerra 3 Escultura bizantina Editar Articulo principal Escultura bizantina Las obras mas destacadas de la escultura bizantina son las labores ornamentales de los capiteles con motivos vegetales y animales afrontados como son los de San Vital de Ravena o los sarcofagos de la misma ciudad en los que se representan los temas del Buen Pastor Pero las obras capitales de la escultura bizantina son las pequenas obras dipticos y cajas talladas en marfil destacando el diptico Barberini Museo del Louvre del siglo V o la celebre Catedra del Obispo Maximiano en Ravena tallada hacia el ano 533 sobre placas de marfil con minucioso trabajo Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Escultura romana Edad Media Editar Romanico Editar Articulo principal Escultura romanica Durante el romanico en el resto de Europa la escultura estuvo subordinada a la arquitectura siendo una simple ornamentacion principalmente en las puertas de las iglesias y catedrales Pero en la mayor parte del territorio italiano la decoracion escultorica no existia en el arte romanico particular italiano se le dio mas importancia al color por lo que la decoracion de las fachads no era esculpida si no que era pintada o utilizaba marmoles de diferentes colores 1 Pero en general el romanico italiano al igual que el gotico fue mas clasicista que en el resto de Europa Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Escultura romanica Gotico Editar Articulo principal Escultura gotica La escultura gotica italiana se desarrolla principalmente en la Toscana y el norte de la peninsula 3 Son los lugares donde Nicola Pisano esculpio los relieves del pulpito del baptisterio de la Catedral de Pisa y de la Catedral de Siena Nicola Pisano tuvo una tendencia marcadamente clasicista que practicamente se anticipa al renacimiento 1 Por otro lado su hijo Giovanni esta mas influido por la corriente internacional tomando caracteristicas propias del gotico frances 3 como del aleman 1 Finalmente con Lorenzo Ghiberti termina el gotico conserva ciertos rasgos de la escultura gotica aunque volviendo en cierto modo al clasicismo lo que conducira al renacimiento 3 Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Escultura gotica Renacimiento Editar Esta seccion es un extracto de Escultura del Renacimiento editar Piedad del Vaticano obra del Renacimiento de Miguel Angel Buonarroti La escultura del Renacimiento se entiende como un proceso de recuperacion de la escultura de la Antiguedad clasica Los escultores encontraron en los restos artisticos y en los descubrimientos de yacimientos de esa epoca pasada la inspiracion perfecta para sus obras Tambien se inspiraron en la naturaleza En este contexto hay que tener en cuenta la excepcion de los artistas flamencos en el norte de Europa los cuales ademas de superar el estilo figurativo del gotico promovieron un Renacimiento ajeno al italiano sobre todo en el apartado de la pintura 4 El renacer a la antiguedad con el abandono de lo medieval que para Giorgio Vasari habia sido un mundo propio de godos 5 y el reconocimiento de los clasicos con todas sus variantes y matices fue un fenomeno casi exclusivamente desarrollado en Italia El arte del Renacimiento logro interpretar la Naturaleza y traducirla con libertad y con conocimiento en gran multitud de obras maestras 6 Manierismo Editar Esta seccion es un extracto de Manierismo editar Virgen del cuello largo 1534 1540 de Parmigianino El termino manierismo es la denominacion historiografica del periodo y estilo artistico que se situa convencionalmente en las decadas centrales y finales del siglo XVI Cinquecento en italiano como parte ultima del Renacimiento es decir un Bajo Renacimiento Su caracterizacion es problematica pues aunque inicialmente se definio como la imitacion de la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento por ejemplo el propio Tintoretto pretendia dibujar como Miguel Angel y colorear como Tiziano posteriormente se entendio como una reaccion contra el ideal de belleza clasicista y una complicacion laberintica 7 tanto en lo formal linea serpentinata anamorfosis exageracion de los movimientos los escorzos las texturas los almohadillados alteracion del orden en los elementos arquitectonicos como en lo conceptual forzando el decorum y el equilibrio altorenacentistas una violacion de la figura 8 que prefigura el exceso 9 caracteristico del Barroco Por otro lado tambien se identifica el Manierismo con un arte intelectualizado y elitista opuesto al Barroco que sera un arte sensorial y popular 10 Considerado como una mera prolongacion del genio creativo de los grandes genios del Alto Renacimiento Leonardo Rafael Miguel Angel Tiziano por sus epigonos como los leonardeschi el Manierismo fue generalmente infravalorado por la critica y la historiografia del arte como un estilo extravagante decadente y degenerativo un refinamiento erotico 11 y una afectacion artificiosa 12 cuya elegancia y grazia 13 no fue apreciada plenamente hasta su revalorizacion en el siglo XX que comenzo a ver de forma positiva incluso su condicion de auto referencia del arte en si mismo 14 El manierismo es considerado subjetivo e inestable Los artistas se dejan llevar por sus gustos alejandose de lo verosimil tendiendo a la irrealidad y a la abstraccion Se prefiere en escultura sobre todo la linea o figura serpentinata en que las figuras se disponen en sentido helicoidal ascendente 15 Cuando los elementos principales del Renacimiento empezaban a entrar en crisis el manierismo significo un progresivo abandono de la proporcion de las figuras de la perspectiva espacial del uso de lineas claras y definidas y de las expresiones mesuradas y dulces de los personajes renacentistas El concepto de maniera significaba un saber hacer y ademas sin esforzarse demasiado por hacerlo Una sofisticacion por asi decirlo pues se trata de un arte exclusivo de la corte 16 Barroco Editar Esta seccion es un extracto de Escultura barroca editar Pestsaule columna de la Peste 17 conmemorativa de la Gran peste de Viena de 1679 Matthias Rauchmuller Altar mayor de la iglesia de San Carlos Borromeo Viena La Apoteosis central es de Alberto Camesina 18 y las piezas de estuco de Ferdinand Maxmilian Brokoff 1725 Escultura barroca es la denominacion historiografica de las producciones escultoricas de la epoca barroca de comienzos del siglo XVII a mediados del siglo XVIII Sus caracteristicas generales son Naturalismo es decir representacion de la naturaleza tal y como es sin idealizarla Integracion en la arquitectura que proporciona intensidad dramatica Esquemas compositivos libres del geometrismo y la proporcion equilibrada propia de la escultura del Renacimiento pleno La escultura barroca busca el movimiento se proyecta dinamicamente hacia afuera con lineas de tension complejas especialmente la helicoidal o serpentinata y multiplicidad de planos y puntos de vista Esta inestabilidad se manifiesta en la inquietud de personajes y escenas en la amplitud y ampulosidad de los ropajes en el contraste de texturas y superficies a veces en la inclusion de distintos materiales todo lo cual que produce fuertes efectos luminicos y visuales Representacion del desnudo en su estado puro como una accion congelada conseguido mediante una composicion asimetrica donde predominan las diagonales y serpentinatas las poses sesgadas y oblicuas el escorzo y los contornos difusos e intermitentes que dirigen la obra hacia el espectador con gran expresividad A pesar de la identificacion del Barroco con un arte de la Contrarreforma adecuado al sentimiento de la devocion popular la escultura barroca incluso en los paises catolicos tuvo una gran pluralidad de temas religiosos funerarios mitologicos retratos etc La manifestacion principal es la estatuaria utilizada para la ornamentacion de espacios interiores y exteriores de los edificios asi como de los espacios abiertos tanto privados jardines como publicos plazas Las fuentes fueron un tipo escultorico que se acomodo muy bien con el estilo barroco Particularmente en Espana tuvieron un extraordinario desarrollo la imagineria y los retablos Gian Lorenzo Bernini Verdad descubierta por el Tiempo 1645 Estatua del jardin barroco de Grossedlitz Rio Nilo en la Fontana dei Quattro Fiumi Bernini Oratorio del Rosario de Santa Cita 19 Giacomo Serpotta Estatua ecuestre de Felipe IV de Pietro Tacca Magdalena penitente 1644 de Pedro de Mena Angel del santuario de Matosinho Aleijadinho Neoclasicismo Editar Esta seccion es un extracto de Neoclasicismo Escultura editar Psique reanimada por el beso del amor de Antonio Canova Tambien en la escultura neoclasica peso el recuerdo del pasado muy presente si consideramos el gran numero de piezas que las excavaciones iban sacando a la luz ademas de las colecciones que se habian ido formando a lo largo de los siglos Las esculturas neoclasicas se realizaban en la mayoria de los casos en marmol blanco sin policromar puesto que asi se pensaba que eran las esculturas antiguas predominando en ellas la noble sencillez y la serena belleza que Winckelmann habia encontrado en la estatuaria griega En este mismo sentido habian ido las teorias de Gotthold Ephraim Lessing 1729 1781 que en su libro Laocoonte o de los limites de la pintura y de la poesia 1766 habia tratado de fijar una ley estetica de caracter universal que pudiera guiar a los artistas sus concepciones sobre la moderacion en las expresiones y en el plasmado de los sentimientos son reglas que adoptara el modelo neoclasico Asi los escultores de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX crearan obras en las que prevalecera una sencillez y una pureza de lineas que los apartara del gusto curvilineo del Barroco En todos ellos el desnudo tiene una notable presencia como deseo de rodear las obras de una cierta intemporalidad Los modelos griegos y romanos los temas tomados de la mitologia clasica y las alegorias sobre las virtudes civicas llenaron los relieves de los edificios los frontones de los porticos y los monumentos como arcos de triunfo o columnas conmemorativas El retrato tambien ocupo un importante lugar en la escultura neoclasica Antonio Canova 1757 1822 represento a Napoleon como Marte 1810 Milan y a su hermana Paulina como Venus Victrix 1807 Roma tomando asi los modelos de los dioses clasicos No obstante otros prefirieron un retrato idealizado pero al tiempo realista que captara el sentimiento del retratado como Jean Antoine Houdon 1741 1828 con su Voltaire anciano Museo del Hermitage o el bello busto de la emperatriz Josefina 1806 castillo de Malmaison de Joseph Chinard 1756 1813 Antonio Canova 1757 1822 y Bertel Thorvaldsen 1770 1844 resumen las distintas tendencias de la escultura neoclasica Mientras Canova llega al Clasicismo desde una formacion barroca y configura un estilo de gran sencillez racional el danes Thorvaldsen siguio mas directamente las teorias de Winckelmann hasta conseguir un estilo voluntariamente distante y frio que debe mucho a la estatuaria griega Su Jason o Marte y el Amor reflejan esa fidelidad al modelo griego Lista de escultores italianos por orden alfabetico EditarGian Lorenzo Bernini Michelangelo Buonarotti Cellini Leonardo da Vinci Donatello Lorenzo Ghiberti Giambologna Paolo di Giovanni Amedeo Modigliani Antonio del Pollaiolo Giovanni della Robbia Luca della Robbia Andrea VerrocchioBibliografia y referencias Editar a b c d e f g h Historia del arte Vicens Vives 2008 ISBN 978 84 316 4590 8 a b c d e Gran enciclopedia universal de Espasa 2004 ISBN 84 670 1327 3 obra completa a b c d e f g h Diccionario enciclopedico Larousse 1983 ISBN 84 7551 004 3 obra completa Castelfranchi Vegas Liana 1996 pag 43 Sureda Joan 1988 pag 10 Sureda Joan 1988 pag 13 El titulo de la obra de uno de los mas importantes definidores del manierismo como movimiento cultural el historiador de la cultura Gustav Rene Hocke en Die Welt Labyrinth Manier und Manie in der europaischen Kunst Beitrage zur Ikonographie und Formgeschichte der europaischen Kunst von 1520 bis 1650 und der Gegenwart Rowohlt El mundo como laberinto Maniera y mania en el arte europeo Contribucion a la iconografia e historia de las formas en el arte europeo del 1520 al 1650 y la actualidad Hamburgo 1957 Hommage a Gustav Rene Hocke Die Welt Labyrinth Viersen 1989 S 16 Fuente citada en de Gustav Rene Hocke Baselitz Kuspit y otros citados por Ruy Boyne Subject Society and Culture pg 89 De momento el enlace exceso dirige a una desambiguacion en la que puede elegirse seguir a articulos relacionados con el concepto como el concepto clasico de hybris o el concepto literario de hiperbole que es el que se ha optado por incluir en este articulo y a donde tambien redirige de momento el enlace exageracion No obstante el concepto tiene gran importancia para la estetica teoria e historia del arte ademas de implicaciones mas generales Duttmann AG Phillips J Philosophy of Exaggeration Continuum Studies in Continental Philosophy 2007 Fuente citada en en Exaggeration Juan Haro y otros Historia del Arte Vicens Vives Georges Bataille el erotismo toca la misma esencia del manierismo The tears of Eros pg 95 Ernst Robert Curtius citado en Antonio Alatorre El Sueno Erotico en la Poesia Espanola de Los Siglos de Oro 2003 Vasari acierta con la interpretacion manierista del concepto de grazia intraducible vease gracia cuando la caracteriza como un elemento indefinible dependiente del juicio instintivo del ojo La correcta proporcion produce belleza pero no grazia La Bella maniera por su parte engendra una grazia que simplemente no puede medirse Tambien depende de la facilidad en la ejecucion El artista debe ser diestro y espontaneo ya que la grazia puede destruirse con el excesivo estudio como la sprezzatura de Castiglione la grazia de Vasari no puede aprenderse La facilidad no asegura la grazia sino que estimula la libertad y osadia del disegno La Bella maniera es pues elegante y dulce con una atisbo de deformacion graciosa y virtuosismo casual Rika op cit pg 21 seccion Mannerist Theory The visual arts Mark Franko Dance as Text Ideologies of the Baroque Body pg 191 Arteespana Manierismo Plague Column Vienna fuente citada en en Pestsaule Vienna Zendralli fuente citada en Alberto Camesina Sacco fuente citada en it Oratorio del Rosario di Santa CitaVease tambien EditarArte en Italia Datos Q8778330Obtenido de https es wikipedia org w index php title Escultura de Italia amp oldid 129429023, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos