fbpx
Wikipedia

Pintura de los Estados Unidos

La pintura de los Estados Unidos tiene una historia de dos siglos, a partir de la independencia del país. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los artistas pintaron sobre todo paisajes y retratos en un estilo realista. Las tendencias del arte moderno en Europa llegaron a los Estados Unidos a través de exposiciones en Nueva York como el Armory Show de 1913. Con anterioridad, los artistas estadounidenses habían basado la mayoría de su obra en la pintura occidental y las artes europeas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York reemplazó a París como el centro del mundo artístico. Desde entonces, muchos movimientos estadounidenses han marcado el arte moderno y postmoderno.

National Gallery of Art, Washington DC.
Albert Bierstadt, Las montañas Rocosas, Lander's Peak, 1863, Escuela del río Hudson

Siglos XVII y XVIII

 
Gilbert Stuart, George Washington, también conocido como The Athenaeum («El Ateneo») y The Unfinished Portrait, («El retrato inacabado») 1796, es su obra más célebre.

Durante la época colonial y las primeras décadas de la nueva nación el único arte que se consideraba admisible, en un entorno puritano y laborioso, eran los retratos. La mayoría de los artistas de la época eran autodidactas. Hoy, los cientos de antiguos retratos que aún existen, realizados a partir de finales del siglo XVII, son altamente valorados por los coleccionistas. Entre los pintores destacados de la época cabe citar al neoyorquino Robert Feke o al escocés John Smybert. Smybert estudió con sir James Thornhill, y en 1728 acompañó al obispo Berkeley a América, con la intención de convertirse en profesor de bellas artes en la universidad que Berkeley pretendía fundar en las Bermudas, lo que nunca ocurrió. En 1731 pintó al Decano George Berkeley y su familia, cuadro también titulado El grupo de las Bermudas (Galería de Arte de la Universidad de Yales); desde este famoso núcleo de las colonias lo que se pretendía era incorporar el joven arte estadounidense al ámbito más amplio del arte británico de la época. Por ello, en los años precedentes a la guerra de independencia de Estados Unidos hubo destacados artistas que viajaron a Europa y algunos de ellos se quedaron allí. John Singleton Copley es considerado como el pintor con el que comienza la escuela de pintura estadounidense. Realizó emblemáticos retratos de la clase comercial progresivamente próspera, pero marchó a Inglaterra en 1774 y allí su obra pareció perder fuerza.

 
Benjamin West: Tratado de Penn con los indios, 1771-72, óleo sobre lienzo, 190 x 274 cm, Academia de Bellas Artes de Pensilvania, Filadelfia.

En Londres ya vivía, desde 1763, Benjamin West, quien llegó a ser pintor de la corte del rey Jorge III de Inglaterra y actuó como presidente de la Real Academia durante 28 años. A lo largo de cincuenta años, por su taller fueron pasando pintores estadounidense que buscaban formarse en Europa, por lo que a través de estos alumnos, su estilo influyó en la pintura de la nueva nación. Está considerado el primer pintor que se inspiró en la conquista del Nuevo Mundo, citándose su obra Tratado de Penn con los indios como un cuadro que ejerció gran influencia en la pintura de historia estadounidense posterior.

Entre los artistas que visitaron el taller de West en Londres estuvieron Gilbert Stuart y John Trumbull, quienes desarrollaron su carrera después de la Declaración de Independencia en 1776. La nueva nación necesitaba una historia, y parte de esa historia se expresaría visualmente, tanto mediante retratos como en pintura de historia. Stuart pintó a los nuevos cargos del gobierno, siendo famoso por los numerosos retratos que hizo de George Washington, a lo que se dedicó igualmente Charles Willson Peale. Por su parte, Trumbull representó grandes escenas de batallas de la guerra de independencia, renovando el género de composiciones neoclásicas de temática patriótica.

Siglo XIX

 
James McNeill Whistler, Arrangement in Grey and Black: The Artist's Mother (1871) conocido popularmente como La madre de Whistler, Museo de Orsay, París.

Comienzan a surgir las primeras instituciones artísticas: la Academia de Bellas Artes de Pensilvania se fundó en 1805 en Filadelfia, mientras que la Academia Nacional vio la luz en 1825 en Nueva York. A pesar de ello, los artistas siguieron acudiendo a formarse a Europa, a lugares como Londres, París o Düsseldorf.

No tuvo gran éxito la pintura romántica estadounidense que seguía el academicismo europeo, como la pintura mitológica de Washington Allston o John Vanderlyn, suscitando escándalo este último por el desnudo de Ariadna en Naxos (1815). Más aceptación tenía la representación del paisaje, en todas sus formas, como los panoramas de Robert Fulton o los cosmoramas. El «recogimiento ante la naturaleza» se ha citado como uno de los rasgos de la cultura estadounidense, como se encuentra en Emerson, Thoreau o Walt Whitman.[1]​ Por ello no es de extrañar que la primera escuela de pintura originalmente estadounidense se centrara, precisamente, en el paisaje. Se trata de la Escuela del río Hudson, que apareció en 1820. Los artistas percibieron que el Nuevo Mundo ofrecía temas propios y únicos. En este caso, la expansión hacia el Oeste de los asentamientos atrajo la atención de los pintores hacia la belleza trascendente de los paisajes de la frontera. Con Thomas Cole a la cabeza, los pintores del río Hudson combinaron su gran destreza técnica con el paisaje romántico. Sus pinturas eran exploraciones visuales de la luz y de las maravillas de la naturaleza. En la segunda mitad del siglo se produjo una auténtica explosión de cuadros representando el paisaje nacional en lienzos inmensos con un carácter espectacular. A esta escuela pertenecieron también John Frederick Kensett, Frederic Edwin Church y Albert Bierstadt.

 
F.E. Church: El monte Katahdin desde Millinocket Camp, 1895, óleo sobre lienzo, Museo de Arte de Portland.

Comenzaron a surgir igualmente pinturas del Gran Oeste, que transmitían en particular el puro tamaño de la tierra y las culturas de los pueblos nativos que en ellas vivían. Artistas como George Caleb Bingham, que reflejó el Medio Oeste, o George Catlin especialista en retratar a los indios, se apartaron de la forma tradicional de presentar la tierra, que hasta entonces pretendía mostrar cuánto era propiedad del sujeto; ellos prefirieron mostrar de la manera más fiel posible el Oeste y su gente, incluidos los indios y su folklore.

Ha de destacarse el éxito de la escena de género a partir de 1830, motivada sobre todo por la creciente ilustración, los periódicos y las revistas, que acostumbraron al público a escenas de la vida cotidiana. En esta línea sobresalió William Sidney Mount.

 
Mary Cassatt, El baño (1892), Instituto de Arte de Chicago, aunque pintó en Europa, Cassatt está considerada una pintora estadounidense.

Después de la Guerra de Secesión se produjo una bifurcación en los caminos de la pintura estadounidense. Por un lado, estaba los artistas «estadounidensistas», que promovían una visión puramente estadounidense, interesándose por los problemas de la vida real y dotando de gran valor al ser humano. Cultivan una pintura realista, influida por el enfoque directo y la visión sencilla de la escuela del río Hudson. Winslow Homer representó al mundo rural estadounidense: el mar, las montañas y las gentes que vivían cerca de ellos. La vida urbana de clase media encontró su pintor en Thomas Eakins, un realista intransigente cuyos retratos desolados, sin artificios, se apartaban del sentimentalismo romántico que la gente «educada» de su tiempo había favorecido. Con él estudió Henry Ossawa Tanner, uno de los primeros pintores afroestadounidenses importantes. En esta línea también trabajaron George Inness, a quien llamaban el «Corot estadounidense», y el más subjetivo Albert Pinkham Ryder. Esta temática de escenas de la vida cotidiana, como ocurrió antes con la del paisaje estadounidense, tiene por origen una misma preocupación estadounidense por hacer del arte algo no exclusivo de una élite, sino que debe ser comprendido por todos y en este sentido es un arte democrático; pero además debe ensalzar también las peculiaridades de una nación, y por ello es un arte nacionalista.

Diferente es el segundo camino, el que siguieron los pintores estadounidenses que siguieron los estilos europeos academicistas. A esta tendencia pertenece William Merritt Chase. Algunos son considerados estadounidenses, pero desarrollaron gran parte de su carrera en Europa, encontrándose con otros artistas europeos en París y Londres, como la impresionista Mary Cassatt o Whistler. A John Singer Sargent se le acaba considerando estadounidense solo por su nacionalidad al haber nacido en Florencia (Italia) de padres estadounidenses; famoso retratista, que también pintó paisajes, fue un expatriado que pasó gran parte de su vida en Europa.

Siglo XX

La controversia pronto llegó a ser una forma de vida para los artistas estadounidenses. De hecho, al igual que Europa después de los futuristas italianos, gran parte de la escultura y la pintura en Estados Unidos desde 1900 ha sido una serie de rebeliones contra la tradición. «Al infierno con los valores artísticos», proclamó Robert Henri (1865-1929). Henri encabezó el grupo de los Ocho, lo que los críticos apodaron la escuela «del basurero» o «cubo de basura» (Ashcan school) o incluso «banda negra revolucionaria»[2]​ porque los retratos realistas del grupo mostraban los aspectos más pobres de la vida en la ciudad. Eligieron un realismo académico describiendo escenas rurales y urbanas estadounidenses, por lo que su novedad radica más en los temas que en la técnica. Desarrollaron en sus obras una iconografía de conciencia social. Del grupo de los Ocho fue famoso George W. Bellows por sus temas de boxeo.

 
G. Bellows: Dempsey y Firpo, 1924.

Apenas unos años más tarde, los artistas «del basurero» fueron desplazados por la llegada desde Europa de movimientos de vanguardia como el cubismo y la abstracción, defendidos por el fotógrafo Alfred Stieglitz desde el 291 de la Quinta Avenida de Nueva York, auténtico baluarte de la vanguardia pictórica. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos artistas estadounidenses desarrollaron las tendencias modernas que emanaban del Armory Show o «Exposición del Arsenal», que en 1913 expuso al público estadounidense obras europeas de vanguardia junto a otras autóctonas de realismo social. Artistas estadounidenses se relacionaron de manera estrecha con los nuevos artistas europeos. Así, Max Weber se relacionó con Matisse y Picasso, siendo el primer cubista estadounidense, mientras que Lyonel Feininger se integró en el Blaue Reiter. Entre ellos pueden citarse John Marin, Arthur Dove, Arthur Bowen Davies y Georgia O'Keeffe.

En este período de entreguerras la pintura estadounidense estuvo marcada sobre todo por el cubismo, entendido muchas veces como mera geometrización. Dentro del orfismo cabe citar a Patrick Henry Bruce, Morgan Russell y Stanton Macdonald-Wright; estos dos últimos, además, concibieron el sincronismo en París, con el estudio de la relación entre el color, la luz y la música. Joseph Stella prefirió el cubismo futurista integrando con Charles Demuth y Charles Sheeler lo que se llamó el grupo «precisionista», o los «inmaculados», que emplearon el cubismo para retratar el paisaje industrial, desarrollándose entre 1915 y la década de los treinta. Destacó en esta línea Edward Hopper, que reflejó con original realismo las ciudades y los pueblos estadounidenses. El dadaísmo tuvo como referencia a Marcel Duchamp, de nacionalidad francesa, pero nacionalizado estadounidense en los años cincuenta y que influyó tanto en París como en Nueva York, y al pintor y fotógrafo Man Ray, a quien ya en el Nueva York de 1915 puede considerársele precursor del dadá.

El suroeste estadounidense

Después de la Primera Guerra Mundial, la terminación del ferrocarril de Santa Fe permitió a los colonos estadounidenses viajar hacia el oeste, llegando hasta la costa californiana. Nuevas colonias de artistas comenzaron a crecer alrededor de Santa Fe y Taos. La principal materia de los artistas fueron los pueblos y los paisajes del Suroeste, cuyas imágenes se hicieron populares en la publicidad, usándose de manera significativa el ferrocarril de Santa Fe para animar a los colonos a ir al Oeste y disfrutar de los «paisajes no mancillados». Entre los artistas más prolíficos del Suroeste estuvieron William Henry Jackson y Georgia O'Keeffe.

Renacimiento de Harlem

El Renacimiento de Harlem fue otro desarrollo significativo en el arte estadounidense. En los años veinte y treinta una nueva generación de afroestadounidenses apoyaron sociedades literarias y exposiciones artísticas para combatir los estereotipos racistas. Aunque este movimiento incluyó artistas de todo el país, se centró en Harlem, donde trabajaron. El artista gráfico Aaron Douglas y el fotógrafo James Van Der Zee se convirtieron en emblemas del movimiento. Entre otros, estuvieron en este movimiento Romare Bearden y Charles Alston.

Arte del New Deal

 
Mural en la oficina de correos de San Pedro (California), una de las obras elaboradas gracias a la Works Progress Administration de los años treinta.

Cuando estalló la Gran Depresión, el New Deal del presidente Roosevelt creó varios programas de arte públicos, con el propósito de dar trabajo a artistas y decorar edificios públicos, normalmente con un tema nacional. El primero de estos proyectos, el Public Works of Art Project (PWAP), fue creado después de que hicieran presión, con éxito, artistas desempleados de la Artists' Union. El PWAP duró menos de un año y produjo casi 15 000 obras de arte. Le siguió el Federal Art Project (FAP, Proyecto de Artes Federales) de la Works Progress Administration (WPA, la Administración para el Desarrollo del Trabajo) en 1935, que proporcionó recursos a algunos de los artistas estadounidenses más conocidos. Se produjo un arte de protesta social, estilísticamente similar al que promovieron algunos artistas en la Unión Soviética y los muralistas en México. En todas partes, los artistas crearon extraordinarios ataques pictóricos a los sistemas sociales en multitud de pinturas y murales públicos. En ninguna otra parte tantos artistas se pronunciaron de manera tan franca e idealista sobre lo que estaba mal en su país, a menudo viviendo a cargo del presupuesto oficial, como cuando cientos de artistas fueron incluidos en la nómina de Estados Unidos como parte del esfuerzo del gobierno federal por proporcionar empleos.

Varios movimientos separados y relacionados entre sí comienzan y se desarrollan durante la Gran Depresión, incluyendo la escena de género estadounidense, el regionalismo y el realismo social. Un renovado sentimiento nacionalista animó a los artistas a redescubrir y explorar lo que se denomina «Americana» (la colección de documentos y objetos que relatan la historia, cultura y arte de Estados Unidos). El regionalismo recordaba a la Nueva Objetividad alemana, ensalzando artísticamente el Medio Oeste y su vida provinciana; el pintor más conocido de esta tendencia es, Grant Wood, cuya obra Gótico estadounidense de 1930 está considerada un icono de la cultura estadounidense del siglo XX.

Expresionismo abstracto

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un grupo de artistas neoyorquinos formaron el primer movimiento de arte abstracto genuinamente estadounidense: el expresionismo abstracto. Este término, que fue usado por vez primera en 1919 en Berlín, fue retomado en 1946 por Robert Coates en el New York Times, y asumido por los dos principales críticos de arte de la época, Harold Rosenberg y Clement Greenberg. Siempre se ha criticado como demasiado grande y paradójico, sin embargo la definición común implica el uso del arte abstracto para expresar sentimientos, emociones, lo que hay dentro del artista y no lo que queda fuera de él. Aunque los numerosos artistas abarcados por esta denominación tienen estilos ampliamente diferentes, los críticos contemporáneos encontraron varios puntos comunes entre ellos. Puede caracterizarse por dos elementos principales: en primer lugar, el gran tamaño de los lienzos usados, parcialmente inspirados por los frescos mexicanos y las obras que hicieron para la WPA en los años 30; en segundo lugar, el fuerte e insólito uso de pinceladas y aplicación de pintura experimental con un nuevo entendimiento de proceso. La mayor parte de los expresionistas abstractos abandonaron la composición formal y la representación de objetos reales. A menudo intentaron composiciones espontáneas, intuitivas e instintivas de espacio, línea, forma y color.

La primera generación de expresionistas abstractos estuvo compuesta por artistas como Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Franz Kline, Arshile Gorky, Robert Motherwell, Clyfford Still, Barnett Newman, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Ad Reinhardt, Hans Hofmann, James Brooks, William Baziotes, Mark Tobey, Bradley Walker Tomlin, Theodoros Stamos, Jack Tworkov y otros. Muchos expresionistas abstractos de la primera generación estuvieron influidos tanto por las obras cubistas, que conocieron a través de copias en blanco y negro en críticas de arte y también de manera directa, en la Galería 291 o el Armory Show; pero también por los surrealistas europeos, por Pablo Picasso y Henri Matisse.

Se distinguen dos tendencias. La primera fue la Action Painting o «pintura de acción», practicada por Pollock, De Kooning y Kline. Se caracteriza por la reacción espontánea, las pinceladas poderosas, la pintura goteada (dripping) y arrojada y los fuertes movimientos físicos usados en la producción de un cuadro. Jackson Pollock es un ejemplo de «pintor de acción»: su proceso creativo implicaba arrojar pintura, o gotearla desde un palo o verterla directamente de la lata; con ello revolucionó los métodos de pintura. Hay un dicho famoso de De Kooning respecto a Pollock: «rompió el hielo para el resto de nosotros». Irónicamente, las extensiones repetitivas y grandes de Pollock de campos lineales son también características de la segunda tendencia, la «pintura de los campos de color» o Color-field painting; así lo señaló el crítico de arte Michael Fried en su ensayo para el catálogo de Three American painters: Kenneth Noland, Jules Olitski, Frank Stella en el Museo de Arte Fogg en 1965. Dos de los principios aplicados a este movimiento son el énfasis e intensificación del color y las amplias superficies. Esta colour-field painting fue cultivada en los años cincuenta por Newman, Rothko, Still, Reinhardt, Gottlieb y Motherwell. En los sesenta, siguieron esta tendencia Jules Olitski, Kenneth Noland y Helen Frankenthaler, quienes buscaron hacer cuadros que eliminasen la retórica superflua con color amplio y plano.

El expresionismo abstracto marca un punto decisivo de la historia de la pintura estadounidense. Renace en él la tradición abstracta a partir de finales de la década de los cuarenta. Con él surge el primer movimiento pictórico original de los Estados Unidos, en un momento en el que el centro del mundo artístico internacional pasa de París a Nueva York, coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos aparecen como potencia hegemónica de Occidente, tanto desde el punto de vista económico como político. Desde este momento en adelante, muchos movimientos pictóricos surgen en Estados Unidos y desde allí se difunden a Europa y el resto del mundo; al mismo tiempo, otras tendencias nacidas fuera son seguidas y cultivadas en Estados Unidos.

Algunas de estas tendencias ulteriores derivaron directamente de una de las dos clases de expresionismo abstracto, como la pintura de borde duro o de perfil duro (hard edge, cultivado por Ellsworth Kelly) o la pintura de shaped canvas (lienzo con formato distinto al tradicional, ejemplificada en Frank Stella). Frankenthaler y Morris Louis siguieron con la pintura abstracta aún en los años sesenta, cuando triunfaba el pop art, con cuadros en los que predominaba el uso del color. Dentro del arte informal se pueden clasificar a Sam Francis, principal exponente del tachismo, y Mark Tobey, inclinado más bien hacia la caligrafía con un hondo significado filosófico y espiritual propio de Oriente.

Pop Art

Entre 1955 y 1970, aproximadamente, se desarrolló el arte pop (en inglés, Pop art, abreviatura de popular art) en Estados Unidos, donde arraiga con más fuerza que en ningún otro lugar, a pesar de las reticencias de algunos críticos como Harold Rosenberg, dada la fuerza que el expresionismo abstracto tenía en todas las instancias de la industria del arte. Los neodadaístas Jasper Johns y Robert Rauschenberg, que crearon arte a partir de materiales de desecho en los cincuenta se consideran precursores del pop art. Johns usó fotos, papeles de periódico y objetos descartados en sus composiciones. Su técnica de pintar a paletazos recordaba a expresionistas abstractos como De Kooning.

Al hacerse eco de la sociedad de consumo y sus estereotipos, este estilo se suele considerar el epítome del arte imperialista estadounidense.[3]​ La iconografía pop era fácilmente asimilable como algo puramente estadounidense y esto era importante en aquel continente pues siempre, tanto artistas como coleccionistas, estaban de un cierto modo en lucha o competición con lo europeo. La confirmación de esto se produjo con la exposición titulada «El Pop Art y la tradición estadounidense» en el Milwaukee Art Center en 1965. Este aspecto nacionalista era lo único que lo acercaba a la generación de los expresionistas abstractos; en lo demás todo es opuesto: los artistas pop ironizaban sobre la caligrafía y el gesto característicos de los expresionistas (las obras de Lichtenstein en las que amplifica una pincelada esquematizada gráficamente), o los enormes cuadros de Rosenquist en los que amplifica espaguetis como recordando las nervaciones de los drippings («goteos») de Pollock, y en general el interés puesto en desechar de la obra toda traza de la intervención manual del artista. El grupo pop art lo forman Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Jim Dine, Robert Indiana, Tom Wesselmann, Ronald Kitaj y Claes Oldenburg. En la periferia del pop estadounidense se encuadran Alex Katz y Larry Rivers. Warhol, Rivers y Lichtenstein reprodujeron, con cuidado satírico, objetos cotidianos e imágenes de la cultura popular estadounidense, como botellas de Coca-Cola, latas de sopa o tiras cómicas. Aunque todos estos artistas son pop, difieren entre sí. Warhol pretendía eliminar de la obra de arte cualquier traza o signo de manualidad; muchas de sus obras están hechas a partir de fotografías proyectadas sobre el lienzo. Lichtenstein toma sus motivos de las tiras de cómics y los amplía a enormes dimensiones dejando visibles los puntos que resultan del proceso de impresión. Dine combina objetos reales con fondos pintados. Oldenburg fabrica objetos de la vida cotidiana (hamburguesas, navajas, etc.) a tamaños descomunales que instala en ocasiones en espacios al aire libre. Indiana pinta rótulos gigantescos que reclaman la atención del espectador al tiempo que lo amonestan.

Otras tendencias a partir de 1950

Durante los años cincuenta la pintura abstracta en los Estados Unidos evolucionó hacia movimientos como el neodadaísmo, la abstracción postpictórica o el Op Art, aunque continuó cultivándose el expresionismo abstracto. En gran medida, muchas de estas tendencias fueron desbancadas a partir de 1960 por la aparición del minimalismo,[4]​ que marcó un nuevo periodo de interés por la geometría y la estructura, del objeto consigo mismo. Toma del pop art las «definiciones claras y desprovistas de ambigüedad»,[2]​ y de la abstracción el libre empleo de los colores. Está representado en la obra de Frank Stella, Carl Andre y el artista famoso por sus instalaciones de luces fluorescentes Dan Flavin.

Alfonso A. Ossorio es la representación estadounidense dentro del art brut de los años cincuenta. En esta misma década surgió, en San Francisco (California), y como reacción a la falta de objetividad del expresionismo abstracto, el Funk art.

Más tarde surgieron otros movimientos abstractos como Fluxus y el posminimalismo (un término acuñado por vez primera por Robert Pincus-Witten en un artículo publicado en la revista Artforum en 1969; refiriéndose a la obra de la artista Eva Hesse, dijo que era post minimal art o «arte posminimalista»).[5]​ Estos movimientos, como la abstracción lírica, buscaron expandir los límites de la pintura abstracta y el minimalismo centrándose en el proceso, los nuevos materiales y las nuevas vías de expresión. La abstracción lírica comparte semejanzas con la pintura de los campos de color y el expresionismo abstracto especialmente en el uso despreocupado de la pintura - textura y superficie. El dibujo directo, el uso caligráfico de la línea, los efectos de la pintura salpicada, manchada y vertida se asemejan superficialmente a los efectos vistos en el expresionismo abstracto y la pintura de los campos de color. Sin embargo los estilos son marcadamente diferentes. El posminimalismo a menudo incorporó materiales industriales, materia bruta, objetos encontrados, instalaciones, repeticiones seriales y a menudo con referencias al dadaísmo y el surrealismo está ejemplificada mejor en las esculturas de Eva Hesse.[5]​ Esta artista, junto con otros «posminimalistas» como Richard Serra, se encuentran dentro de la tendencia de arte procesual.

El realismo, a pesar del enorme éxito de movimientos no figurativos como el expresionismo abstracto, no dejó de ser popular, como prueban las ilustraciones de Norman Rockwell. Además del Pop Art, hubo otros movimientos figurativos que reaccionaron ante la abstracción, como el movimiento figurativo de la zona de la Bahía o, en los setenta, el neoexpresionismo. En ciertos lugares el expresionismo abstracto nunca prendió. Un ejemplo de ello es Chicago, en el que el estilo artístico dominante fue un realismo grotesco y simbólico, como muestran los Chicago Imagists, entre los que se encuentra Nancy Spero.

Otros movimientos figurativos de la segunda mitad del siglo son el fotorrealismo y el nuevo realismo. El hiperrealismo, photorealism o superrealism realiza cuadros figurativos muy detallados y fríos; surgió en los Estados Unidos hacia 1965 y sobresalen en esta tendencia Richard Estes y Chuck Close. El new realism (nuevo realismo) que se desarrolló entre 1960 y 1970 tuvo en Alex Katz y Alice Neel sus máximos representantes estadounidenses. En los años ochenta se revitalizó lo figurativo, si bien a través de propuestas muy diversas que van desde Keith Haring y sus formas simples inspiradas por el graffiti[6]​ hasta la Bad painting de Julian Schnabel, David Salle o Jean-Michel Basquiat. La Bad painting surgió a principios de la década de los ochenta; es una «mala pintura» que recuerda al art brut y que forma parte de un movimiento internacional más amplio (con los nuevos fauves alemanes o la transvanguardia italiana) en la que se abandonaba el intelectualismo del arte conceptual y se reivindicaba el «mal gusto» del arte marginal.

Desde mediados de los años sesenta y a lo largo de los setenta aparecieron nuevas tendencias que ampliaron los límites del arte contemporáneo.[7]​ El arte conceptual, surgido en Nueva York en torno a 1965, considera que lo prioritario es el concepto, la idea, y no su realización física en un objeto artístico determinado;[8]​ conceptuales son, por ejemplo, Joseph Kosuth y Dennis Oppenheim. Para finales de la década de los setenta, sin embargo, se consideró «fracasado» el arte conceptual, y se intentó un nuevo discurso artístico cuyo ejemplo inicial fue la exposición Pictures, celebrada en Nueva York en 1977, en la que expusieron artistas como Jack Goldstein, Robert Longo y Sherrie Levine. Hubo quien recicló obras o logotipos previos, haciendo una especie de copias de copias (simulacionistas) o bien artículos de revistas de una manera que recordaba al pop art (apropiacionistas, entre los que se encuentra Jeff Koons).

El Land Art tiene como material de su obra la propia tierra, primando más que el resultado artístico los testimonios que de la obra quedan, en fotografía o vídeo; artista land destacado fue Robert Smithson. El videoarte surgió hacia el año 1963, simultáneamente en Estados Unidos y en Europa, y fue utilizado por las otras corrientes de la época, como fluxus o el arte conceptual. Otras novedades fueron las performances o el arte de instalaciones. Vito Acconci y Dennis Oppenheim cultivaron el arte corporal o body art.

Una de las corrientes que aportó algo nuevo fue la pattern painting, surgido en California en 1975, que presenta de manera repetitiva motivos decorativos; son sus cultivadoras artistas femeninas que se oponen así a la severidad del minimalismo, utilizando muchas veces técnicas artesanales tradicionalmente consideradas femeninas como, por ejemplo, el patchwork. En cierto sentido tuvo como precursor el llamado arte feminista, realizado por mujeres y teniendo como tema la condición femenina, que surge a finales de la década de los sesenta, en paralelo con el movimiento Women's Lib.

Todas estas vanguardias del último tercio del siglo XX se centraron en experimentar con diversos medios que la tecnología ponía a su disposición. No es ajeno a ello ni los ordenadores, que dan lugar a un arte digital, ni internet, que permite el net.art. La informática permitió, a partir de mediados de los sesenta, que se crearan imágenes artísticas por medios digitales, esto es, imágenes generadas por ordenador. A mediados de los noventa se dio un salto cualitativo, logrando creaciones artísticas a través de la red, lo que desafía conceptos clásicos de autoría o identidad del artista.

Véase también

Fuentes

  • Carrassat, P.F.R. y Marcadé, I., Movimientos de la pintura, Spes Editorial, S.L., 2004. ISBN 84-8332-596-9.
  • Pohl, Frances K. . A Social History of American Art. Nueva York: Thames & Hudson, 2002 (págs. 74-84, 118-122, 366-365, 385, 343-344, 350-351 )
  • Robbins, Daniel, y Marandel, Jean-Patrice, «Estados Unidos» en Diccionario Larousse de la pintura, tomo I, págs. 589-591, Editorial Planeta-De Agostini, S.A., 1987. ISBN 84-395-0649-X.
  • «El arte en Estados Unidos» en Gran Larousse Universal, tomo 13, págs. 4694-4699, Editorial Plaza & Janés, 1996. ISBN 84-01-61733-2.
  • «Estados Unidos». Pintura. Gran Enciclopedia Rialp, tomo 9.

Notas

  1. Diccionario Larousse, pág. 589.
  2. Diccionario Larousse de la pintura.
  3. Movimientos de la pintura, pág. 167.
  4. La expresión minimal art se suele traducir también como «arte minimal»; se usó por vez primera por el crítico Richard Walheim, adquiriendo independencia en 1962-63, como reacción al expresionismo abstracto. Movimientos de la pintura.
  5. Movers and Shakers, New York, «Leaving C&M», por Sarah Douglas, Art+Auction, marzo de 2007, V.XXXNo7.
  6. El graffiti es sí puede considerarse como un estilo de pintura con independencia, y deriva de un movimiento más amplio, llamado hip-hop y fundado en 1974; surgió en las comunidades suburbiales, expresándose como medio de lucha social. Movimientos de la pintura, pág. 207.
  7. Martin, Ann Ray y Howard Junker. The New Art: It's Way, Way Out, Newsweek 29 de julio de 1968: pp.3,55-63.
  8. El historiador del arte Robert Atkins lo define como «la reducción del arte a una idea pura que no suponga la intervención de ningín "oficio" artístico». Movimientos de la pintura, pág. 189.
  •   Datos: Q107423978

yessenia rebolledo

pintura, estados, unidos, pintura, estados, unidos, tiene, historia, siglos, partir, independencia, país, finales, siglo, xviii, principios, artistas, pintaron, sobre, todo, paisajes, retratos, estilo, realista, tendencias, arte, moderno, europa, llegaron, est. La pintura de los Estados Unidos tiene una historia de dos siglos a partir de la independencia del pais A finales del siglo XVIII y principios del XIX los artistas pintaron sobre todo paisajes y retratos en un estilo realista Las tendencias del arte moderno en Europa llegaron a los Estados Unidos a traves de exposiciones en Nueva York como el Armory Show de 1913 Con anterioridad los artistas estadounidenses habian basado la mayoria de su obra en la pintura occidental y las artes europeas Despues de la Segunda Guerra Mundial Nueva York reemplazo a Paris como el centro del mundo artistico Desde entonces muchos movimientos estadounidenses han marcado el arte moderno y postmoderno Reproducir contenido multimedia National Gallery of Art Washington DC Albert Bierstadt Las montanas Rocosas Lander s Peak 1863 Escuela del rio Hudson Indice 1 Siglos XVII y XVIII 2 Siglo XIX 3 Siglo XX 3 1 El suroeste estadounidense 3 2 Renacimiento de Harlem 3 3 Arte del New Deal 3 4 Expresionismo abstracto 3 5 Pop Art 3 6 Otras tendencias a partir de 1950 4 Vease tambien 5 Fuentes 5 1 NotasSiglos XVII y XVIII Editar Gilbert Stuart George Washington tambien conocido como The Athenaeum El Ateneo y The Unfinished Portrait El retrato inacabado 1796 es su obra mas celebre Durante la epoca colonial y las primeras decadas de la nueva nacion el unico arte que se consideraba admisible en un entorno puritano y laborioso eran los retratos La mayoria de los artistas de la epoca eran autodidactas Hoy los cientos de antiguos retratos que aun existen realizados a partir de finales del siglo XVII son altamente valorados por los coleccionistas Entre los pintores destacados de la epoca cabe citar al neoyorquino Robert Feke o al escoces John Smybert Smybert estudio con sir James Thornhill y en 1728 acompano al obispo Berkeley a America con la intencion de convertirse en profesor de bellas artes en la universidad que Berkeley pretendia fundar en las Bermudas lo que nunca ocurrio En 1731 pinto al Decano George Berkeley y su familia cuadro tambien titulado El grupo de las Bermudas Galeria de Arte de la Universidad de Yales desde este famoso nucleo de las colonias lo que se pretendia era incorporar el joven arte estadounidense al ambito mas amplio del arte britanico de la epoca Por ello en los anos precedentes a la guerra de independencia de Estados Unidos hubo destacados artistas que viajaron a Europa y algunos de ellos se quedaron alli John Singleton Copley es considerado como el pintor con el que comienza la escuela de pintura estadounidense Realizo emblematicos retratos de la clase comercial progresivamente prospera pero marcho a Inglaterra en 1774 y alli su obra parecio perder fuerza Benjamin West Tratado de Penn con los indios 1771 72 oleo sobre lienzo 190 x 274 cm Academia de Bellas Artes de Pensilvania Filadelfia En Londres ya vivia desde 1763 Benjamin West quien llego a ser pintor de la corte del rey Jorge III de Inglaterra y actuo como presidente de la Real Academia durante 28 anos A lo largo de cincuenta anos por su taller fueron pasando pintores estadounidense que buscaban formarse en Europa por lo que a traves de estos alumnos su estilo influyo en la pintura de la nueva nacion Esta considerado el primer pintor que se inspiro en la conquista del Nuevo Mundo citandose su obra Tratado de Penn con los indios como un cuadro que ejercio gran influencia en la pintura de historia estadounidense posterior Entre los artistas que visitaron el taller de West en Londres estuvieron Gilbert Stuart y John Trumbull quienes desarrollaron su carrera despues de la Declaracion de Independencia en 1776 La nueva nacion necesitaba una historia y parte de esa historia se expresaria visualmente tanto mediante retratos como en pintura de historia Stuart pinto a los nuevos cargos del gobierno siendo famoso por los numerosos retratos que hizo de George Washington a lo que se dedico igualmente Charles Willson Peale Por su parte Trumbull represento grandes escenas de batallas de la guerra de independencia renovando el genero de composiciones neoclasicas de tematica patriotica Siglo XIX Editar James McNeill Whistler Arrangement in Grey and Black The Artist s Mother 1871 conocido popularmente como La madre de Whistler Museo de Orsay Paris Comienzan a surgir las primeras instituciones artisticas la Academia de Bellas Artes de Pensilvania se fundo en 1805 en Filadelfia mientras que la Academia Nacional vio la luz en 1825 en Nueva York A pesar de ello los artistas siguieron acudiendo a formarse a Europa a lugares como Londres Paris o Dusseldorf No tuvo gran exito la pintura romantica estadounidense que seguia el academicismo europeo como la pintura mitologica de Washington Allston o John Vanderlyn suscitando escandalo este ultimo por el desnudo de Ariadna en Naxos 1815 Mas aceptacion tenia la representacion del paisaje en todas sus formas como los panoramas de Robert Fulton o los cosmoramas El recogimiento ante la naturaleza se ha citado como uno de los rasgos de la cultura estadounidense como se encuentra en Emerson Thoreau o Walt Whitman 1 Por ello no es de extranar que la primera escuela de pintura originalmente estadounidense se centrara precisamente en el paisaje Se trata de la Escuela del rio Hudson que aparecio en 1820 Los artistas percibieron que el Nuevo Mundo ofrecia temas propios y unicos En este caso la expansion hacia el Oeste de los asentamientos atrajo la atencion de los pintores hacia la belleza trascendente de los paisajes de la frontera Con Thomas Cole a la cabeza los pintores del rio Hudson combinaron su gran destreza tecnica con el paisaje romantico Sus pinturas eran exploraciones visuales de la luz y de las maravillas de la naturaleza En la segunda mitad del siglo se produjo una autentica explosion de cuadros representando el paisaje nacional en lienzos inmensos con un caracter espectacular A esta escuela pertenecieron tambien John Frederick Kensett Frederic Edwin Church y Albert Bierstadt F E Church El monte Katahdin desde Millinocket Camp 1895 oleo sobre lienzo Museo de Arte de Portland Comenzaron a surgir igualmente pinturas del Gran Oeste que transmitian en particular el puro tamano de la tierra y las culturas de los pueblos nativos que en ellas vivian Artistas como George Caleb Bingham que reflejo el Medio Oeste o George Catlin especialista en retratar a los indios se apartaron de la forma tradicional de presentar la tierra que hasta entonces pretendia mostrar cuanto era propiedad del sujeto ellos prefirieron mostrar de la manera mas fiel posible el Oeste y su gente incluidos los indios y su folklore Ha de destacarse el exito de la escena de genero a partir de 1830 motivada sobre todo por la creciente ilustracion los periodicos y las revistas que acostumbraron al publico a escenas de la vida cotidiana En esta linea sobresalio William Sidney Mount Mary Cassatt El bano 1892 Instituto de Arte de Chicago aunque pinto en Europa Cassatt esta considerada una pintora estadounidense Despues de la Guerra de Secesion se produjo una bifurcacion en los caminos de la pintura estadounidense Por un lado estaba los artistas estadounidensistas que promovian una vision puramente estadounidense interesandose por los problemas de la vida real y dotando de gran valor al ser humano Cultivan una pintura realista influida por el enfoque directo y la vision sencilla de la escuela del rio Hudson Winslow Homer represento al mundo rural estadounidense el mar las montanas y las gentes que vivian cerca de ellos La vida urbana de clase media encontro su pintor en Thomas Eakins un realista intransigente cuyos retratos desolados sin artificios se apartaban del sentimentalismo romantico que la gente educada de su tiempo habia favorecido Con el estudio Henry Ossawa Tanner uno de los primeros pintores afroestadounidenses importantes En esta linea tambien trabajaron George Inness a quien llamaban el Corot estadounidense y el mas subjetivo Albert Pinkham Ryder Esta tematica de escenas de la vida cotidiana como ocurrio antes con la del paisaje estadounidense tiene por origen una misma preocupacion estadounidense por hacer del arte algo no exclusivo de una elite sino que debe ser comprendido por todos y en este sentido es un arte democratico pero ademas debe ensalzar tambien las peculiaridades de una nacion y por ello es un arte nacionalista Diferente es el segundo camino el que siguieron los pintores estadounidenses que siguieron los estilos europeos academicistas A esta tendencia pertenece William Merritt Chase Algunos son considerados estadounidenses pero desarrollaron gran parte de su carrera en Europa encontrandose con otros artistas europeos en Paris y Londres como la impresionista Mary Cassatt o Whistler A John Singer Sargent se le acaba considerando estadounidense solo por su nacionalidad al haber nacido en Florencia Italia de padres estadounidenses famoso retratista que tambien pinto paisajes fue un expatriado que paso gran parte de su vida en Europa Siglo XX EditarLa controversia pronto llego a ser una forma de vida para los artistas estadounidenses De hecho al igual que Europa despues de los futuristas italianos gran parte de la escultura y la pintura en Estados Unidos desde 1900 ha sido una serie de rebeliones contra la tradicion Al infierno con los valores artisticos proclamo Robert Henri 1865 1929 Henri encabezo el grupo de los Ocho lo que los criticos apodaron la escuela del basurero o cubo de basura Ashcan school o incluso banda negra revolucionaria 2 porque los retratos realistas del grupo mostraban los aspectos mas pobres de la vida en la ciudad Eligieron un realismo academico describiendo escenas rurales y urbanas estadounidenses por lo que su novedad radica mas en los temas que en la tecnica Desarrollaron en sus obras una iconografia de conciencia social Del grupo de los Ocho fue famoso George W Bellows por sus temas de boxeo G Bellows Dempsey y Firpo 1924 Apenas unos anos mas tarde los artistas del basurero fueron desplazados por la llegada desde Europa de movimientos de vanguardia como el cubismo y la abstraccion defendidos por el fotografo Alfred Stieglitz desde el 291 de la Quinta Avenida de Nueva York autentico baluarte de la vanguardia pictorica Tras la Primera Guerra Mundial muchos artistas estadounidenses desarrollaron las tendencias modernas que emanaban del Armory Show o Exposicion del Arsenal que en 1913 expuso al publico estadounidense obras europeas de vanguardia junto a otras autoctonas de realismo social Artistas estadounidenses se relacionaron de manera estrecha con los nuevos artistas europeos Asi Max Weber se relaciono con Matisse y Picasso siendo el primer cubista estadounidense mientras que Lyonel Feininger se integro en el Blaue Reiter Entre ellos pueden citarse John Marin Arthur Dove Arthur Bowen Davies y Georgia O Keeffe En este periodo de entreguerras la pintura estadounidense estuvo marcada sobre todo por el cubismo entendido muchas veces como mera geometrizacion Dentro del orfismo cabe citar a Patrick Henry Bruce Morgan Russell y Stanton Macdonald Wright estos dos ultimos ademas concibieron el sincronismo en Paris con el estudio de la relacion entre el color la luz y la musica Joseph Stella prefirio el cubismo futurista integrando con Charles Demuth y Charles Sheeler lo que se llamo el grupo precisionista o los inmaculados que emplearon el cubismo para retratar el paisaje industrial desarrollandose entre 1915 y la decada de los treinta Destaco en esta linea Edward Hopper que reflejo con original realismo las ciudades y los pueblos estadounidenses El dadaismo tuvo como referencia a Marcel Duchamp de nacionalidad francesa pero nacionalizado estadounidense en los anos cincuenta y que influyo tanto en Paris como en Nueva York y al pintor y fotografo Man Ray a quien ya en el Nueva York de 1915 puede considerarsele precursor del dada El suroeste estadounidense Editar Despues de la Primera Guerra Mundial la terminacion del ferrocarril de Santa Fe permitio a los colonos estadounidenses viajar hacia el oeste llegando hasta la costa californiana Nuevas colonias de artistas comenzaron a crecer alrededor de Santa Fe y Taos La principal materia de los artistas fueron los pueblos y los paisajes del Suroeste cuyas imagenes se hicieron populares en la publicidad usandose de manera significativa el ferrocarril de Santa Fe para animar a los colonos a ir al Oeste y disfrutar de los paisajes no mancillados Entre los artistas mas prolificos del Suroeste estuvieron William Henry Jackson y Georgia O Keeffe Renacimiento de Harlem Editar El Renacimiento de Harlem fue otro desarrollo significativo en el arte estadounidense En los anos veinte y treinta una nueva generacion de afroestadounidenses apoyaron sociedades literarias y exposiciones artisticas para combatir los estereotipos racistas Aunque este movimiento incluyo artistas de todo el pais se centro en Harlem donde trabajaron El artista grafico Aaron Douglas y el fotografo James Van Der Zee se convirtieron en emblemas del movimiento Entre otros estuvieron en este movimiento Romare Bearden y Charles Alston Arte del New Deal Editar Mural en la oficina de correos de San Pedro California una de las obras elaboradas gracias a la Works Progress Administration de los anos treinta Cuando estallo la Gran Depresion el New Deal del presidente Roosevelt creo varios programas de arte publicos con el proposito de dar trabajo a artistas y decorar edificios publicos normalmente con un tema nacional El primero de estos proyectos el Public Works of Art Project PWAP fue creado despues de que hicieran presion con exito artistas desempleados de la Artists Union El PWAP duro menos de un ano y produjo casi 15 000 obras de arte Le siguio el Federal Art Project FAP Proyecto de Artes Federales de la Works Progress Administration WPA la Administracion para el Desarrollo del Trabajo en 1935 que proporciono recursos a algunos de los artistas estadounidenses mas conocidos Se produjo un arte de protesta social estilisticamente similar al que promovieron algunos artistas en la Union Sovietica y los muralistas en Mexico En todas partes los artistas crearon extraordinarios ataques pictoricos a los sistemas sociales en multitud de pinturas y murales publicos En ninguna otra parte tantos artistas se pronunciaron de manera tan franca e idealista sobre lo que estaba mal en su pais a menudo viviendo a cargo del presupuesto oficial como cuando cientos de artistas fueron incluidos en la nomina de Estados Unidos como parte del esfuerzo del gobierno federal por proporcionar empleos Varios movimientos separados y relacionados entre si comienzan y se desarrollan durante la Gran Depresion incluyendo la escena de genero estadounidense el regionalismo y el realismo social Un renovado sentimiento nacionalista animo a los artistas a redescubrir y explorar lo que se denomina Americana la coleccion de documentos y objetos que relatan la historia cultura y arte de Estados Unidos El regionalismo recordaba a la Nueva Objetividad alemana ensalzando artisticamente el Medio Oeste y su vida provinciana el pintor mas conocido de esta tendencia es Grant Wood cuya obra Gotico estadounidense de 1930 esta considerada un icono de la cultura estadounidense del siglo XX Expresionismo abstracto Editar En los anos posteriores a la Segunda Guerra Mundial un grupo de artistas neoyorquinos formaron el primer movimiento de arte abstracto genuinamente estadounidense el expresionismo abstracto Este termino que fue usado por vez primera en 1919 en Berlin fue retomado en 1946 por Robert Coates en el New York Times y asumido por los dos principales criticos de arte de la epoca Harold Rosenberg y Clement Greenberg Siempre se ha criticado como demasiado grande y paradojico sin embargo la definicion comun implica el uso del arte abstracto para expresar sentimientos emociones lo que hay dentro del artista y no lo que queda fuera de el Aunque los numerosos artistas abarcados por esta denominacion tienen estilos ampliamente diferentes los criticos contemporaneos encontraron varios puntos comunes entre ellos Puede caracterizarse por dos elementos principales en primer lugar el gran tamano de los lienzos usados parcialmente inspirados por los frescos mexicanos y las obras que hicieron para la WPA en los anos 30 en segundo lugar el fuerte e insolito uso de pinceladas y aplicacion de pintura experimental con un nuevo entendimiento de proceso La mayor parte de los expresionistas abstractos abandonaron la composicion formal y la representacion de objetos reales A menudo intentaron composiciones espontaneas intuitivas e instintivas de espacio linea forma y color La primera generacion de expresionistas abstractos estuvo compuesta por artistas como Jackson Pollock Willem de Kooning Mark Rothko Franz Kline Arshile Gorky Robert Motherwell Clyfford Still Barnett Newman Adolph Gottlieb Philip Guston Ad Reinhardt Hans Hofmann James Brooks William Baziotes Mark Tobey Bradley Walker Tomlin Theodoros Stamos Jack Tworkov y otros Muchos expresionistas abstractos de la primera generacion estuvieron influidos tanto por las obras cubistas que conocieron a traves de copias en blanco y negro en criticas de arte y tambien de manera directa en la Galeria 291 o el Armory Show pero tambien por los surrealistas europeos por Pablo Picasso y Henri Matisse Se distinguen dos tendencias La primera fue la Action Painting o pintura de accion practicada por Pollock De Kooning y Kline Se caracteriza por la reaccion espontanea las pinceladas poderosas la pintura goteada dripping y arrojada y los fuertes movimientos fisicos usados en la produccion de un cuadro Jackson Pollock es un ejemplo de pintor de accion su proceso creativo implicaba arrojar pintura o gotearla desde un palo o verterla directamente de la lata con ello revoluciono los metodos de pintura Hay un dicho famoso de De Kooning respecto a Pollock rompio el hielo para el resto de nosotros Ironicamente las extensiones repetitivas y grandes de Pollock de campos lineales son tambien caracteristicas de la segunda tendencia la pintura de los campos de color o Color field painting asi lo senalo el critico de arte Michael Fried en su ensayo para el catalogo de Three American painters Kenneth Noland Jules Olitski Frank Stella en el Museo de Arte Fogg en 1965 Dos de los principios aplicados a este movimiento son el enfasis e intensificacion del color y las amplias superficies Esta colour field painting fue cultivada en los anos cincuenta por Newman Rothko Still Reinhardt Gottlieb y Motherwell En los sesenta siguieron esta tendencia Jules Olitski Kenneth Noland y Helen Frankenthaler quienes buscaron hacer cuadros que eliminasen la retorica superflua con color amplio y plano El expresionismo abstracto marca un punto decisivo de la historia de la pintura estadounidense Renace en el la tradicion abstracta a partir de finales de la decada de los cuarenta Con el surge el primer movimiento pictorico original de los Estados Unidos en un momento en el que el centro del mundo artistico internacional pasa de Paris a Nueva York coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados Unidos aparecen como potencia hegemonica de Occidente tanto desde el punto de vista economico como politico Desde este momento en adelante muchos movimientos pictoricos surgen en Estados Unidos y desde alli se difunden a Europa y el resto del mundo al mismo tiempo otras tendencias nacidas fuera son seguidas y cultivadas en Estados Unidos Algunas de estas tendencias ulteriores derivaron directamente de una de las dos clases de expresionismo abstracto como la pintura de borde duro o de perfil duro hard edge cultivado por Ellsworth Kelly o la pintura de shaped canvas lienzo con formato distinto al tradicional ejemplificada en Frank Stella Frankenthaler y Morris Louis siguieron con la pintura abstracta aun en los anos sesenta cuando triunfaba el pop art con cuadros en los que predominaba el uso del color Dentro del arte informal se pueden clasificar a Sam Francis principal exponente del tachismo y Mark Tobey inclinado mas bien hacia la caligrafia con un hondo significado filosofico y espiritual propio de Oriente Pop Art Editar Entre 1955 y 1970 aproximadamente se desarrollo el arte pop en ingles Pop art abreviatura de popular art en Estados Unidos donde arraiga con mas fuerza que en ningun otro lugar a pesar de las reticencias de algunos criticos como Harold Rosenberg dada la fuerza que el expresionismo abstracto tenia en todas las instancias de la industria del arte Los neodadaistas Jasper Johns y Robert Rauschenberg que crearon arte a partir de materiales de desecho en los cincuenta se consideran precursores del pop art Johns uso fotos papeles de periodico y objetos descartados en sus composiciones Su tecnica de pintar a paletazos recordaba a expresionistas abstractos como De Kooning Al hacerse eco de la sociedad de consumo y sus estereotipos este estilo se suele considerar el epitome del arte imperialista estadounidense 3 La iconografia pop era facilmente asimilable como algo puramente estadounidense y esto era importante en aquel continente pues siempre tanto artistas como coleccionistas estaban de un cierto modo en lucha o competicion con lo europeo La confirmacion de esto se produjo con la exposicion titulada El Pop Art y la tradicion estadounidense en el Milwaukee Art Center en 1965 Este aspecto nacionalista era lo unico que lo acercaba a la generacion de los expresionistas abstractos en lo demas todo es opuesto los artistas pop ironizaban sobre la caligrafia y el gesto caracteristicos de los expresionistas las obras de Lichtenstein en las que amplifica una pincelada esquematizada graficamente o los enormes cuadros de Rosenquist en los que amplifica espaguetis como recordando las nervaciones de los drippings goteos de Pollock y en general el interes puesto en desechar de la obra toda traza de la intervencion manual del artista El grupo pop art lo forman Andy Warhol Roy Lichtenstein James Rosenquist Jim Dine Robert Indiana Tom Wesselmann Ronald Kitaj y Claes Oldenburg En la periferia del pop estadounidense se encuadran Alex Katz y Larry Rivers Warhol Rivers y Lichtenstein reprodujeron con cuidado satirico objetos cotidianos e imagenes de la cultura popular estadounidense como botellas de Coca Cola latas de sopa o tiras comicas Aunque todos estos artistas son pop difieren entre si Warhol pretendia eliminar de la obra de arte cualquier traza o signo de manualidad muchas de sus obras estan hechas a partir de fotografias proyectadas sobre el lienzo Lichtenstein toma sus motivos de las tiras de comics y los amplia a enormes dimensiones dejando visibles los puntos que resultan del proceso de impresion Dine combina objetos reales con fondos pintados Oldenburg fabrica objetos de la vida cotidiana hamburguesas navajas etc a tamanos descomunales que instala en ocasiones en espacios al aire libre Indiana pinta rotulos gigantescos que reclaman la atencion del espectador al tiempo que lo amonestan Otras tendencias a partir de 1950 Editar Durante los anos cincuenta la pintura abstracta en los Estados Unidos evoluciono hacia movimientos como el neodadaismo la abstraccion postpictorica o el Op Art aunque continuo cultivandose el expresionismo abstracto En gran medida muchas de estas tendencias fueron desbancadas a partir de 1960 por la aparicion del minimalismo 4 que marco un nuevo periodo de interes por la geometria y la estructura del objeto consigo mismo Toma del pop art las definiciones claras y desprovistas de ambiguedad 2 y de la abstraccion el libre empleo de los colores Esta representado en la obra de Frank Stella Carl Andre y el artista famoso por sus instalaciones de luces fluorescentes Dan Flavin Alfonso A Ossorio es la representacion estadounidense dentro del art brut de los anos cincuenta En esta misma decada surgio en San Francisco California y como reaccion a la falta de objetividad del expresionismo abstracto el Funk art Mas tarde surgieron otros movimientos abstractos como Fluxus y el posminimalismo un termino acunado por vez primera por Robert Pincus Witten en un articulo publicado en la revista Artforum en 1969 refiriendose a la obra de la artista Eva Hesse dijo que era post minimal art o arte posminimalista 5 Estos movimientos como la abstraccion lirica buscaron expandir los limites de la pintura abstracta y el minimalismo centrandose en el proceso los nuevos materiales y las nuevas vias de expresion La abstraccion lirica comparte semejanzas con la pintura de los campos de color y el expresionismo abstracto especialmente en el uso despreocupado de la pintura textura y superficie El dibujo directo el uso caligrafico de la linea los efectos de la pintura salpicada manchada y vertida se asemejan superficialmente a los efectos vistos en el expresionismo abstracto y la pintura de los campos de color Sin embargo los estilos son marcadamente diferentes El posminimalismo a menudo incorporo materiales industriales materia bruta objetos encontrados instalaciones repeticiones seriales y a menudo con referencias al dadaismo y el surrealismo esta ejemplificada mejor en las esculturas de Eva Hesse 5 Esta artista junto con otros posminimalistas como Richard Serra se encuentran dentro de la tendencia de arte procesual El realismo a pesar del enorme exito de movimientos no figurativos como el expresionismo abstracto no dejo de ser popular como prueban las ilustraciones de Norman Rockwell Ademas del Pop Art hubo otros movimientos figurativos que reaccionaron ante la abstraccion como el movimiento figurativo de la zona de la Bahia o en los setenta el neoexpresionismo En ciertos lugares el expresionismo abstracto nunca prendio Un ejemplo de ello es Chicago en el que el estilo artistico dominante fue un realismo grotesco y simbolico como muestran los Chicago Imagists entre los que se encuentra Nancy Spero Otros movimientos figurativos de la segunda mitad del siglo son el fotorrealismo y el nuevo realismo El hiperrealismo photorealism o superrealism realiza cuadros figurativos muy detallados y frios surgio en los Estados Unidos hacia 1965 y sobresalen en esta tendencia Richard Estes y Chuck Close El new realism nuevo realismo que se desarrollo entre 1960 y 1970 tuvo en Alex Katz y Alice Neel sus maximos representantes estadounidenses En los anos ochenta se revitalizo lo figurativo si bien a traves de propuestas muy diversas que van desde Keith Haring y sus formas simples inspiradas por el graffiti 6 hasta la Bad painting de Julian Schnabel David Salle o Jean Michel Basquiat La Bad painting surgio a principios de la decada de los ochenta es una mala pintura que recuerda al art brut y que forma parte de un movimiento internacional mas amplio con los nuevos fauves alemanes o la transvanguardia italiana en la que se abandonaba el intelectualismo del arte conceptual y se reivindicaba el mal gusto del arte marginal Desde mediados de los anos sesenta y a lo largo de los setenta aparecieron nuevas tendencias que ampliaron los limites del arte contemporaneo 7 El arte conceptual surgido en Nueva York en torno a 1965 considera que lo prioritario es el concepto la idea y no su realizacion fisica en un objeto artistico determinado 8 conceptuales son por ejemplo Joseph Kosuth y Dennis Oppenheim Para finales de la decada de los setenta sin embargo se considero fracasado el arte conceptual y se intento un nuevo discurso artistico cuyo ejemplo inicial fue la exposicion Pictures celebrada en Nueva York en 1977 en la que expusieron artistas como Jack Goldstein Robert Longo y Sherrie Levine Hubo quien reciclo obras o logotipos previos haciendo una especie de copias de copias simulacionistas o bien articulos de revistas de una manera que recordaba al pop art apropiacionistas entre los que se encuentra Jeff Koons El Land Art tiene como material de su obra la propia tierra primando mas que el resultado artistico los testimonios que de la obra quedan en fotografia o video artista land destacado fue Robert Smithson El videoarte surgio hacia el ano 1963 simultaneamente en Estados Unidos y en Europa y fue utilizado por las otras corrientes de la epoca como fluxus o el arte conceptual Otras novedades fueron las performances o el arte de instalaciones Vito Acconci y Dennis Oppenheim cultivaron el arte corporal o body art Una de las corrientes que aporto algo nuevo fue la pattern painting surgido en California en 1975 que presenta de manera repetitiva motivos decorativos son sus cultivadoras artistas femeninas que se oponen asi a la severidad del minimalismo utilizando muchas veces tecnicas artesanales tradicionalmente consideradas femeninas como por ejemplo el patchwork En cierto sentido tuvo como precursor el llamado arte feminista realizado por mujeres y teniendo como tema la condicion femenina que surge a finales de la decada de los sesenta en paralelo con el movimiento Women s Lib Todas estas vanguardias del ultimo tercio del siglo XX se centraron en experimentar con diversos medios que la tecnologia ponia a su disposicion No es ajeno a ello ni los ordenadores que dan lugar a un arte digital ni internet que permite el net art La informatica permitio a partir de mediados de los sesenta que se crearan imagenes artisticas por medios digitales esto es imagenes generadas por ordenador A mediados de los noventa se dio un salto cualitativo logrando creaciones artisticas a traves de la red lo que desafia conceptos clasicos de autoria o identidad del artista Vease tambien EditarAbstraccion lirica Action Painting Arte postmoderno Estetica Expresionismo abstracto Historia de la pintura Hudson River School Modernismo Pop Art Realismo social SincronismoFuentes EditarCarrassat P F R y Marcade I Movimientos de la pintura Spes Editorial S L 2004 ISBN 84 8332 596 9 Pohl Frances K Framing America A Social History of American Art Nueva York Thames amp Hudson 2002 pags 74 84 118 122 366 365 385 343 344 350 351 Robbins Daniel y Marandel Jean Patrice Estados Unidos en Diccionario Larousse de la pintura tomo I pags 589 591 Editorial Planeta De Agostini S A 1987 ISBN 84 395 0649 X El arte en Estados Unidos en Gran Larousse Universal tomo 13 pags 4694 4699 Editorial Plaza amp Janes 1996 ISBN 84 01 61733 2 Estados Unidos Pintura Gran Enciclopedia Rialp tomo 9 Departamento de Estado de los Estados Unidos Esta obra contiene una traduccion derivada de Visual arts of the United States de la Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Notas Editar Diccionario Larousse pag 589 a b Diccionario Larousse de la pintura Movimientos de la pintura pag 167 La expresion minimal art se suele traducir tambien como arte minimal se uso por vez primera por el critico Richard Walheim adquiriendo independencia en 1962 63 como reaccion al expresionismo abstracto Movimientos de la pintura a b Movers and Shakers New York Leaving C amp M por Sarah Douglas Art Auction marzo de 2007 V XXXNo7 El graffiti es si puede considerarse como un estilo de pintura con independencia y deriva de un movimiento mas amplio llamado hip hop y fundado en 1974 surgio en las comunidades suburbiales expresandose como medio de lucha social Movimientos de la pintura pag 207 Martin Ann Ray y Howard Junker The New Art It s Way Way Out Newsweek 29 de julio de 1968 pp 3 55 63 El historiador del arte Robert Atkins lo define como la reduccion del arte a una idea pura que no suponga la intervencion de ningin oficio artistico Movimientos de la pintura pag 189 Datos Q107423978yessenia rebolledoObtenido de https es wikipedia org w index php title Pintura de los Estados Unidos amp oldid 136584647, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos