fbpx
Wikipedia

Ópera francesa

La ópera francesa es el arte de la ópera cantada en francés y que se desarrolla en Francia. Francia tiene una de las tradiciones operísticas más importantes de Europa, con obras de compositores nacionales de la talla de Rameau, Berlioz, Gounod, Bizet, Massenet, Debussy, Ravel, Poulenc y Messiaen, además de aportaciones de muchos compositores extranjeros, como Lully, Gluck, Salieri, Cherubini, Spontini, Meyerbeer, Rossini, Donizetti, Verdi y Offenbach.

La Comédie-Française durante el siglo XVIII.

El género operístico francés se inició en la corte del rey Luis XIV con la obra de Jean-Baptiste Lully —de origen italiano— Cadmus et Hermione (1673). Lully y su libretista Quinault crearon la «tragédie en musique», una forma escénica en la que el ballet, afición favorita de la corte francesa y la escritura coral tenían un papel especialmente destacado.[1]​ El sucesor más importante de Lully fue Jean-Philippe Rameau, y a su muerte tomó el relevo el alemán Gluck, que produjo en la década de 1770 una serie de seis óperas para la escena parisina que renovaron por completo el género. Al tiempo, a mediados del siglo XVIII, otro género operístico iba ganando popularidad en Francia: la «opéra-comique», en el que las arias alternaban con el diálogo hablado.[2]​ En la década de 1820, la influencia de Gluck en Francia dio paso a un nuevo gusto por las óperas de Rossini y una obra suya, Guillaume Tell, ayudó a fundar otro nuevo género, conocido como «grand opéra», cuyo exponente más destacado fue Giacomo Meyerbeer.[3]​ Otro género más, de tono más ligero, el de la «opéra-comique», también gozó de gran éxito en manos de Boïeldieu, Auber, Hérold y Adam. En este clima, surgieron las óperas de Hector Berlioz que lucharon, sin conseguirlo, por obtener el éxito del público: su obra maestra épica, Les Troyens, la culminación de la tradición gluckiana, no tuvo una representación adecuada hasta casi cien años después de ser escrita.

En la segunda mitad del siglo XIX, Jacques Offenbach dominó otro nuevo género, la opereta, con obras ingeniosas y cínicas como Orphée aux enfers;[4]Charles Gounod tuvo un gran éxito con Faust;[5]​ y Georges Bizet compuso Carmen, probablemente la ópera francesa más famosa de todos los tiempos. Al mismo tiempo, la influencia de Richard Wagner se consideró un desafío a la tradición francesa. Tal vez la respuesta más interesante a la influencia wagneriana fue la singular obra maestra operística de Claude Debussy, Pelléas et Mélisande (1902),[6]​ considerada un auténtico no man's land del arte lírico.[7]

En el siglo XX ya no hay operistas franceses y la ópera aparece en el opus de los diferentes compositores como un hecho aislado, sin continuidad. Un compositor, una o dos óperas, aunque eso sí, firmadas por autores de la talla musical de Ravel, Poulenc o Messiaen.

La época barroca

Primeras óperas en Francia

 
El rey Sol, Luis XIV, en el Ballet de la Nuit (1653).

El género operístico había comenzado en Italia a principios del siglo XVII. En un primer momento (1600-1635), surgió como evolución de las obras de entretenimiento cortesano que se montaban en los palacios aristocráticos de Florencia, Mantua y Roma, estrechamente vinculadas a las tradiciones renacentistas. Luego surgieron los «drammas per música» o «fávolas in música» (1637-1680), en que se dio más importancia al argumento, lo que supuso la aparición de los libretos, tal como hoy se conocen, a mitad del siglo. En Venecia, en 1637, surgió la idea de realizar una temporada de ópera de asistencia libre, abierta al público, que así la sufragaba con la venta de abonos, y se inauguró entonces el primer teatro público de ópera del mundo, el San Cassiano. En una tercera fase (1650-1690), solapada con la segunda, la ópera se difundió por toda Italia y cruzó los Alpes, y el «dramma per música» se adaptó localmente a las condiciones políticas y sociales y sus obras fueron representadas tanto en teatros públicos como privados. Las óperas italianas debían ganarse el favor popular y eso le daba gran dinamismo al género. Sin embargo, en Francia, los espectáculos teatrales estaban sometidos a importantes regulaciones y dependían, en último término, del favor real y será una decisión real la que decidirá el nacimiento de la ópera francesa.[8]

Las primeras representaciones de ópera que se organizaron en Francia fueron obras importadas de Italia, promovidas por el cardenal Mazarino, regente del joven rey Luis XIV, en su intento de italianizar la corte francesa. En 1645, la pastoral La finta pazza, de Francesco Sacrati fue la primera ópera presentada en París y le siguió Orfeo (1647), de Luigi Rossi, una ópera escrita expresamente para tal ocasión. La gran impopularidad del cardenal entre la aristocracia y muchos sectores de la sociedad francesa, fue una de las causas de que el público les dispensará una tibia recepción, aunque también había consideraciones musicales en el rechazo: la corte francesa estaba muy acostumbrada a un tipo de espectáculo musical ya muy establecido, el conocido ballet de Cour o ballet cortesano, que incluía elementos cantados y danzados en un acontecimiento de gran esplendor y lujo.[9]

En 1659, Mazarino llamó a París a Francesco Cavalli y le encargó una ópera, Ercole amante, que sería presentada en los festejos nupciales del joven rey —que él había concertado con el rey Felipe IV de España—, en un teatro expresamente construido para la ocasión en las Tullerías, a cargo del arquitecto, escenógrafo y especialista en maquinaria Gaspare Vigarani, un italiano en ese momento al servicio del duque de Mantua.[10]​ La inauguración del teatro se retrasó y en la boda de Luis XIV y María Teresa de Austria, el 22 de noviembre de 1660, Cavalli presentó, en la galería superior del Louvre, una obra que no requería nada de maquinaria, Xerxe (estrenada ya en Italia en 1654), sustituyendo el antinatural castrato del original italiano por un barítono y dando entrada a algunos ballets compuestos por Lully que nada tenían que ver con la acción. En 1662, Cavalli, ya muerto Mazarino, pudo presentar por fin su obra, Ercole amante, expresamente pensada para la corte francesa y en la que hizo grandes concesiones al gusto francés: añadió un prólogo y un epílogo laudatorios para el monarca e introdujo varios ballets, con papeles que fueron bailados por el propio rey Luis (Plutón, Marte y el Sol). Pero ni aun así logró obtener el triunfo el principal compositor italiano de la época y los números de ballet, una vez más, tuvieron más éxito que la propia obra.[11]​ La perspectiva de que la ópera en Francia floreciese parecía remota. Sin embargo, paradójicamente, sería otro compositor italiano, ya establecido en Francia y muy cercano al rey, el que sentaría las bases para la creación de una duradera tradición operística francesa.

El nacimiento de la ópera francesa: Lully

 
Jean-Baptiste Lully, el "padre de la ópera francesa".

Jean-Baptiste Lully (1632-1687), florentino, era el músico favorito de Luis XIV, que desde 1661, a la muerte de Mazarino, había asumido el pleno poder real y tenía la intención de remodelar la cultura francesa a su imagen y hacer de ella un símbolo político en el que los grandes espectáculos tendrían un lugar central. Cavalli regresó a Italia y los músicos italianos fueron apartados gradualmente. Lully, al igual que Luis XIV, era un excelente bailarín y se había ganado el favor real danzando y componiendo música para algunos ballets en los que ambos habían bailado juntos.[12]​ Lully tenía un seguro instinto para saber exactamente lo que satisfaría el gusto de su soberano, y del público cortesano en general, y ya había compuesto bastante música para esos espectáculos extravagantes que tanto gustaban en la corte. En 1658 la compañía de teatro de Molière había regresado a París y con ella se inauguraba una era de esplendor de la escena teatral (1658-1669), con muchas representaciones —con y sin música— en los tres teatros parísinos: «Hôtel de Bourgogne», «Théâtre du Marais» y «Théatre du Palais Royal».[13][14]​ Lully conoció a Molière y compuso para él la música de varias «comédies-ballet»Les fâcheux (1661), Le Mariage forcé (1664), Georges Dandin (1668), Monsieur de Pourceaugnac (1669), Les Amants magnifiques (1670) y Le Bourgeois gentilhomme (1670)— obras que gozaron de gran éxito popular y a las que asistieron muchos personajes de la corte.

 
Carta patente de la Académie Royale de Danse.

El rey empezaba a tener dificultades físicas para bailar (en 1671 abandonó definitivamente la escena) y poco a poco, sus preferencias fueron cambiando hacía otro tipo de espectáculos, al punto de no subvencionar más ballets. A instancias de su ministro Jean-Baptiste Colbert, y a imagen de la Académie Royale de Danse (creada en 1661), el rey creó por decreto de 28 de junio de 1669 la Académie Royale de Musique, con la tarea de difundir la música de escena francesa al público, no solamente en París, sino también en todas las ciudades del reino. Los primeros beneficiarios de la licencia real, por un periodo de 12 años, fueron el poeta y libretista Pierre Perrin y el músico Robert Cambert.[15]​ La obra escénica Pomone fue presentada el 19 de marzo de 1671 y por ello se considera a veces la primera ópera francesa, al igual que la «Salle de la Bouteille» del «Jeu de paume» de la rue Mazarine[16]​ también se considera el primer teatro público francés de ópera. Encarcelado Perrin por las deudas contraídas, Lully intercedió por él ante el rey que le liberó a cambio de que cedería su privilegio a Lully en 1672.[17]​ Al año siguiente, 1673, Lully logró ampliar la licencia real[18]​ y también obtuvo el favor de poder negar la autorización de representaciones teatrales que incluyeran música con más de dos voces cantadas o seis violines.

Lulli, ..., demanda al Rey el don del derecho de hacer solo las óperas y de obtener de ello todo el provecho con tanta fuerza y tanta inoportunidad, que el Rey, temeroso que de despecharle le abandonaría, dijó a M. Colbert que no podía pasar sin ese hombre en sus «divertissements», era necesario acordar lo que el quería, lo que hizo al día siguiente, con gran asombro de mucha gente, y mía particularmente que sçavois que M. Colbert tenía un sentimiento totalmente opuesto".
Testimonio que Charles Perrault recogió en sus Mémoires de ma vie.[19]

Desde ese mismo año, y durante casi un siglo, la «Académie Royale de Musique» tendrá su sede en el Palais-Royal y, pese a los intentos de promover la ópera en provincias, la historia de la ópera francesa estará ligada a esta institución parisina, al punto de que, al poco tiempo, se tomó el hábito de referirse a la «Académie» simplemente como «l'Opéra».

 
Molière, con quien colaboró Lully en cinco comédies-ballet entre 1661 y 1670.

Molière y Lully en su última colaboración habían peleado amargamente y el compositor encontró un nuevo y más flexible colaborador en Philippe Quinault, que escribirá todos los libretos de sus siguientes obras, ya plenamente óperas (salvo tres).[20]​ El 27 de abril de 1673, en París, se presentó la primera ópera de Lully, Cadmus et Hermione, que es considerada a veces como la primera ópera francesa en toda la extensión del término.[21]​ Se trata de un trabajo en un nuevo género, que sus creadores Lully y Quinault bautizaron como «tragédie en musique» (más adelante «tragédie lyrique»), una nueva forma de ópera especialmente adaptada al gusto francés.

Lully va a producir «tragédies en musique» hasta su muerte en 1687, a razón de una por año,[22]​ lo que constituiría la piedra angular de la tradición operística francesa durante casi un siglo. Como su nombre refleja, la tragedia musical estaba inspirada en la tragedia clásica francesa, definitivamente establecida por Corneille y Racine. Lully y Quinault remplazaron las confusas representaciones barrocas, tan queridas por los italianos, por una estructura en cinco actos claramente establecida en la que dioses y personajes mitológicos —Cadmus, Isis, Atys, Bellérophon, Teseo, Psyché— y héroes caballerescos —Roland, Amadis y Armide— serán los protagonistas. Cada uno de los cinco actos, en general, seguía un patrón regular: un aria —en la que uno de los protagonistas expresaba sus sentimientos interiores— era seguida por un recitativo que hacía progresar la acción —y en el que podían incluirse arias cortas («petites aires»)—. El acto final terminaba con un «divertissement», la característica más notable de la ópera barroca francesa, que permitía al compositor satisfacer el gusto del público y del rey por la danza, los grandes coros y los magníficos espectáculos visuales. El recitativo fue moldeado y adaptado a los ritmos singulares de la lengua francesa, lo que fue a menudo objeto de especial elogio por la crítica, como en el famoso ejemplo del Acto Segundo de Armide.

En las óperas principales los cinco actos estaban precedidas por un prólogo alegórico (una característica que Lully tomó prestada de los italianos), que generalmente se utilizaba para cantar las alabanzas de Luis XIV. De hecho, toda la ópera estaba a menudo teñida por una ligera adulación del monarca francés, que era representado por nobles héroes extraídos de los mitos clásicos o de los romances medievales. La «tragédie en musique» se consolidó como una forma en que todas las artes, no sólo la música, desempeñaban un papel crucial: los versos de Quinault combinaban con el diseño de la escena de Carlo Vigarani o Jean Bérain y las coreografías de Pierre Beauchamp y Olivet, así como con elaborados efectos de escena, que serán conocidos como «machinerie» (maquinaria).[23]​ Melchior Grimm, un hombre de letras alemán que años más tarde será uno de los grandes detractores del género, se vio obligado a admitir que «para juzgar esto, no es suficiente verlo en el papel y leer la partitura; uno debería haber visto el grabado de la escena».[24][25]

Los sucesores de Lully

 
Representación de Alceste (Versalles 4 de julio de 1674).
Grabado de Jean Lepautre (1676).

La ópera francesa quedó establecida en ese momento como un género. Aunque influenciadas por los modelos italianos, las «tragédies en musique» cada vez se desviaban más de la forma dominante entonces en Italia, la «opera seria»: al público francés no le gustaban los castrati, cantantes muy populares en el resto de Europa, y preferían que los héroes masculinos fueran cantados por el «haute-contre», una particular voz aguda de tenor; el recitativo dramático, que era el centro de la ópera lullyana, en Italia había reducido su papel hasta ser casi marginal, en una forma conocida como «recitativo secco» en que la voz se acompañaba solo por el continuo; por último, los coros y las danzas, que eran una de las características importantes de las obras francesas, no desempeñaban tampoco papel alguno en la «opera seria». Argumentos sobre los méritos respectivos de la música francesa e italiana dominarán las críticas de todo el siglo siguiente[26]​ hasta la llegada de Gluck a París, en que se fundirán ambas tradiciones en una nueva síntesis.

Respetar las unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar (siguiendo a Nicolás Boileau y otros críticos), preservar la «liaisons de scènes» (continudidad de las escenas), el gusto por delegar en la aparición de mensajeros los relatos sobre sucesos trágicos, y el hacer uso del coro tanto como comentarista de la acción principal como participante y parte del decorado, son otros de los rasgos principales de la ópera francesa. La verosimilitud era otra condición muy querida de las obras francesas, que se conseguía mediante la dependencia de la acción del recitativo, ordinario y breve, y con la escritura de arias silábicas para los diálogos, lo que permitía una expresión natural y una buena declamación del texto. A veces se reservaban importante arias, con acompañamiento orquestal, para expresar sentimientos interiores mediante soliloquios. El contraste musical y la opulencia la prestaban los movimientos instrumentales, los varios tipos de escenas convencionales, los ballets y, por supuesto, los «divertissements», todo además potenciado por la reconocida destreza orquestadora de Lully y las maravillas visuales que proporcionaba el escenógrafo Carlo Vigarani.

Una larga temporada (49 semanas), frecuentes representaciones (al menos tres a la semana), constantes obras nuevas y repeticiones de las antiguas durante un período de más de 15 años aseguraron la continuidad de la «tragédie in musique» mucho más allá de la muerte de Lully en 1687. La publicación de sus obras, a partir de 1679, estableció un repertorio nacional y una tradición permanente. Sus sucesores —Pascal Collasse, Henry Desmarets, André Campra, André-Cardinal Destouches y Marin Marais— propiciarán la consolidación de sus obras para atraer público a la ópera.

 
Marc-Antoine Charpentier.

Lully no se había garantizado la supremacía como principal compositor francés de ópera solo mediante su talento musical. De hecho, hizo uso de su amistad con el rey Luis XIV para lograr un monopolio virtual en las representaciones públicas de música escénica, reservándose para sí las grandes óperas ya que la autorización de la «Académie» impedía representar obras sin su consentimiento.[27]​ Así como el resto de las «Académies» —Académie Française y academias de pintura y arquitectura— supusieron el florecimiento de centros de debate y creación para sus respectivas artes, la «Académie Royale de Musique» y la «Académie Royale de Danse» solo sirvieron para garantizar la representación de las obras escénicas de Lully y sólo tras su muerte en 1687 otros compositores de ópera pudieron salir de su sombra. El más notable, probablemente, sea Marc-Antoine Charpentier (1643-1704),[28][29]​ que curiosamente también había sustituido a Lully como colaborador de Molière tras su enfrentamiento. Charpentier había logrado estrenar pequeñas óperas —Les Amours d'Acis et de Galatée (1678), Les Arts florissants (1685), La Descente d'Orphée aux Enfers (1687), David et Jonathas (1688), Le Jugement de Pâris (1690) y Philomèle (1694)— antes de estrenar, en 1693 y en la «Académie Royale de Musique», una verdadera «tragédie en musique»: Médée. Contó como libretista con Thomas Corneille, el hermano menor del gran Corneille, y ambos dieron lo mejor de sí en esta obra, considerada su obra maestra y que tuvo una acogida muy buena —pese a ser muy cuestionada por los lullystas, consternados por la inclusión de nuevo de elementos italianos, en particular las ricas y disonantes armonías que el compositor habría aprendido en Roma de su maestro Giacomo Carissimi— y que con el tiempo ha llegado a ser considerada como «posiblemente la mejor ópera francesa del siglo XVII».[30]

Otros compositores que también compusieron «tragédies en musique» en los años que siguieron a la muerte de Lully, fueron Marin Marais (1656-1728) —Alcide (1693), Ariane et Bacchus (1696), Alcyone (1706) y Sémélé (1709)—, André Cardinal Destouches (1672-1749) —Amadis de Grèce (1699), Omphale (1701), Callirhoé (1712) y Télémaque (1714)— y André CampraHésione (1700), Tancrède (1702), Alcine (1705) e Idomenée (1712).

Campra y la «opéra-ballet»

 
Campra, entre Lully y Rameau, fue el creador de la «opéra-ballet».

André Campra también fue el inventor de un nuevo género operístico, de tono más ligero, el de la opéra-ballet,[31]​ que como su nombre ya avanza, tiene más música de danza que la «tragédie en musique». Los argumentos, en general, eran mucho menos elevados y las tramas no derivaban necesariamente de la mitología clásica, e incluso, se permitían algunos elementos cómicos, elementos que Lully había excluido de la «tragédie en musique» después de Thésée (1675).[32]​ Además de Campra, algunos seguidores como Jean-Joseph Mouret (1682-1738) y Montéclair (1667–1737) también practicaron este nuevo género.

La «opéra-ballet» consistía en un prólogo seguido de una serie libre de actos —también conocidos como «entrées» (entradas)— a menudo vagamente agrupados alrededor de un tema único. Los actos individuales también podían ser representados de forma independiente, en cuyo caso se conocían como «acte de ballet». El primer trabajo de Campra en esta nueva forma, L'Europe galante (1697), fue un verdadero éxito y es un buen ejemplo del género: cada uno de los cuatro actos se ambienta en un país europeo diferente (Francia, España, Italia y Turquía) y los papeles protagonistas los desempeñan personas de la burguesía.[33]​ Este temprano éxito le garantizó el seguir estrenando nuevas obras en la «Académie» (hasta 17), siendo las más destacadas, Vènus, Feste galante (1698), Le carnaval de Venise (1699), Les muses (1703), Iphigènie en Tauride (1704), Les sauvages (1729) y Achille et Deidamie (1735).

La principal contribución de la «opéra-ballet» fue la introducción en la escena de personajes de carne y hueso, con caracteres reconocibles de la época: nobles campesinos, alcaldes, elegantes señoras y sus amorosos confidentes sustituyeron a las figuras mitológicas y alegóricas de los primeros ballets y «tragédies en músique». Campra situó Les fêtes vénitiennes (1710) en el Palacio Grimani de Venecia y Les âges rivaux, en Hamburgo; Mouret eligió Marsella para Les fêtes ou Le triomphe de Thalie (1714). Esta última obra es además la primera ópera en la que las intérpretes femeninas son mujeres «habillées a la françoise» («vestidas a la francesa», como indica el libreto), y en la «entrée» La Provençale, añadida en 1722, Mouret también presentó trajes locales, instrumentos musicales locales y melodías populares meridionales cantadas en el dialecto provenzal.[34]

La «opéra-ballet» siguió siendo una forma tremendamente popular durante el resto del período barroco. Otro género popular en esa época fue la «pastorale héroïque», de la que el primer ejemplo fue la última ópera terminada de Lully, Acis et Galatée (1686).[35]​ La «pastorale héroïque», por lo general, se basaba en temas clásicos asociados con la poesía pastoral y se representaba en tres actos, en lugar de los cinco de la «tragédie en musique».[36]​ Además en esa época otros compositores experimentaban nuevas formas y escribieron las primeras «opéras-comiques» francesas, siendo un buen ejemplo otra obra de Mouret, Les amours de Ragonde (1714), que con sus personajes populares Colin y Colette y sus diálogos, era una parodia de las grandes obras de Lully.[37]

La renovación del género: Rameau

 
Jean-Philippe Rameau, el gran protagonista de la ópera francesa del siglo XVIII.

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) es el más importante compositor de ópera aparecido en Francia después de Lully.[38]​ Fue también una figura muy controvertida y sus óperas fueron objeto de ataques tanto de los defensores de la tradición lullysta francesa como de los partidarios de la música italiana. Rameau tenía casi cincuenta años cuando compuso su primera ópera, Hippolyte et Aricie (1733). Hasta ese momento, su reputación había descansado principalmente en sus obras sobre la teoría de la música. Hippolyte provocó un inmediato revuelo. Algunos asistentes al estreno, como el propio Campra, se mostraron «sacudidos por su increíble riqueza inventiva». Otros, dirigidos por los partidarios de Lully, encontraron desconcertante el empleo de armonías inusuales y disonancias y reaccionaron con horror. Esa disputa, que dio lugar a lo que se conoce como Querella de lullystas y ramistas continuó causando estragos el resto de la década. Rameau hizo poco por crear nuevos géneros, aunque, en vez de ello, aceptó las formas existentes renovándolas con el uso de un lenguaje musical de gran originalidad. Fue un prolífico compositor, escribiendo cinco «tragédies en musique», seis «opéras-ballet», numerosas «pastorales héroiques» y «actes de ballet», así como dos «opéras-comiques», y, a menudo, la revisión de sus propias obras varias veces hizo que tuvieran poco que ver con las versiones originales.

En 1745, Rameau había ganado aceptación como compositor oficial de la corte, pero una nueva controversia estalló en la década de 1750. Esta fue la llamada Querelle des Bouffons, en la que los partidarios de la ópera italiana, como el filósofo y músico Jean-Jacques Rousseau, acusaron a Rameau de estar pasado de moda, de ser una figura establecida. Los «anti-nacionalistas» (como se les conocía a veces) rechazaron el estilo de Rameau, que, a su juicio era demasiado precioso y demasiado distanciado de la expresión emocional, en favor de lo que vieron como la simplicidad y la "naturalidad" de la «opera buffa» italiana, de la que la mejor expresión era la ópera de Pergolesi, La serva padrona (1733). Sus argumentos ejercerán una gran influencia sobre la ópera francesa en la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en el género emergente conocido como «opéra-comique».[39]

La época clasicista

El desarrollo de la «opéra-comique»

 
Feria de Saint-Germain
(febrero a Domingo de Ramos)
 
Feria de Saint-Laurent
(finales de julio a la Ascensión)

El género de la «opéra-comique» nació a principios del siglo XVIII, pero no fue en los prestigiosos teatros de ópera o en los salones aristocráticos, sino en los pequeños teatros al aire que se montaban con ocasión de las ferias anuales que se celebraban en las afueras de París (Foire de Saint-Germain y Foire de Saint-Laurent). En ellos comenzaron a interpretarse unos números musicales, llamados vaudevilles, que básicamente eran canciones populares a las que se les modificaba la letra con intención festiva. Para obviar el permiso de cantar en escena, frecuentemente recurrían al subterfugio de incluir a los cantantes entre el público, interrumpiendo a los actores —que sobre la escena se limitaban a actuar— cuando la obra lo requería.

El 26 de diciembre de 1714 ambos teatros de ferias vieron el nacimiento de un nuevo teatro, el Théâtre de l'Opéra-Comique, que intentaba competir con ellos en programar pantomimas y parodias de óperas, atrayendo a las compañías «foraines» (de las ferias). A pesar de la feroz oposición de los teatros rivales y de unos inicios muy duros —las temporadas 1719-1720 y 1722-1723 no pudo abrir y desde 1745 a 1751 fue cerrado por las autoridades por las presiones de los teatros rivales— la empresa floreció. Gradualmente importantes compositores fueron persuadidos para escribir música original para las nuevas obras que quería presentar ese teatro, en un estilo que se convirtió en el equivalente francés del alemán singspiel, debido a que contenía una mezcla de arias y diálogo hablado. En 1762, el Théâtre de l'Opéra-Comique, se fusionó con la Comédie-Italienne, bajo el nombre de Comédie-Italienne o Théâtre-Italien, pero en 1780 recobró oficialmente el nombre de Théâtre de l'Opéra-Comique.

 
Grétry, protagonista de la escena parísina a fines del XVIII.

La «Querelle des Bouffons» (1752-1754), ya mencionada anteriormente, fue un importante punto de inflexión para la «opéra-comique». En 1752, el principal defensor de la música italiana, Jean Jacques Rousseau, produjo una breve ópera, Le Devin du village —la primera obra en que el autor del libreto y el compositor de la música eran la misma persona— en un intento de introducir sus ideales musicales de simplicidad y naturalidad. Aunque la pieza de Rousseau no tenía diálogo hablado, proporcionó un modelo ideal, un término medio entre la música italiana y la música francesa. La melodía era simple, natural y fácil, y la armonía casaba perfectamente con ella: el acuerdo era perfecto entre palabras y música. La obra tuvo un éxito prodigioso[40]​ y fue un ejemplo a seguir para algunos compositores de «opéra-comique», como el italiano Egidio Duni (1709-1775) —cuya Le Peintre amoureux de son modèle apareció en 1757— o los franceses François-André Danican Philidor (1726-1796) —con Tom Jones (1765)— y Pierre-Alexandre Monsigny (1729-1817) —con Le déserteur (1769)—. Todas estas obras apuestan ya decididamente personajes burgueses en lugar de héroes clásicos.

Pero el más importante y popular compositor de «opéra-comique» de finales del siglo XVIII fue André Ernest Modeste Grétry (1741-1813). Grétry, nacido en Lieja, se formó musicalmente en Roma, donde permaneció siete años, y llegó a París en 1767. Al año siguiente obtuvo el primero de muchos éxitos con la ópera Le Huron. Grétry supo mezclar exitosamente la melodiosidad italiana con un cuidadoso ajuste a la lengua francesa. Fue un compositor versátil, que compuso más de cincuenta óperas (casi todas estrenadas) y amplió los temas habituales de la «opéra-comique», para cubrir una amplia variedad como el cuento de hadas oriental Zémire y Azor (1772), la música satírica de Le jugement de Midas (1778) o la farsa doméstica de L'amant jaloux (1778). Su trabajo más famoso fue la «ópera de rescate»[41]​ histórica, Richard Coeur-de-lion (1784), que alcanzó gran popularidad internacional, llegando a Londres en 1786 —traducida y producida por John Burgoyne— y en 1797 también a Boston.[42]

La obra Richard Coeur-de-lion está relacionada, de manera indirecta, con un gran hecho histórico. La celebrada romanza de la ópera «O Richard, O mon Roi, l'univers t'abandonne», se cantó en el banquete dado por la guardia a los oficiales de la guarnición de Versalles el 3 de octubre de 1789. La Marseillaise se convirtió, no mucho después, en la respuesta popular a esta expresión de lealtad tomada de la ópera de Grétry.

Gluck en París

 
Gluck, detalle de un retrato de Joseph Duplessis (1775) (Kunsthistorisches Museum, Vienna).

Si bien la «opéra-comique» floreció a partir de la década de 1760, la «opera seria» francesa cayó en un estado de abatimiento. Rameau falleció en 1764 —dejando su última gran «tragédie en musique», Les Boréades sin representar[43]​— y ningún compositor francés parecía capaz de asumir su legado. La respuesta vino de una de las figuras más destacadas del extranjero. Christoph Willibald Gluck (1714-1787) era un compositor alemán que después de una exitosa carrera de estrenos —Milán, Venecia, Turín, Londres o Praga— se había afincado en 1754 en Viena. Tras estrenar allí más de diez nuevas obras, a partir de Orfeo ed Euridice (1762) —y luego en Alceste (1767) y Paride ed Elena (1770), las tres con libreto en italiano— abandonó el formato de la antigua «opera seria» por una nueva forma mucho más directa y dramática, lo que supuso una verdadera reforma de la ópera italiana.

La reforma de Gluck consistió en dar más importancia a la acción dramática que al canto, subordinando la música a la poesía con el fin de reforzar la expresión de los sentimientos y despojarla de adornos superfluos. La palabra debe ser realzada por el canto y no una simple excusa para cantar, como a menudo sucedía en la época barroca, en especial en Italia donde todo se supeditaba al lucimiento de las voces. Desaparecen las «arias da capo», los ritornellos y los adornos y lucimientos vocales: no más trinos, cadencias o coloraturas. Todo ello conduce a una nueva estructura operística en la que lo más importante es suprimir la diferencia entre recitativo y aria: desaparecen el canto recitativo seco y las voces están siempre acompañadas por la orquesta. Todo el discurso gluckiano es un gran recitativo en el que la melodía solo hace su aparición en los momentos imprescindibles. El coro recupera su papel de personaje principal, uno más, papel que ya tenía en las tragedias griegas.[44]

La nueva importancia del drama hizo que todo se supeditase a él: los decorados y el vestuario se vuelven más austeros y sencillos, y el lujo solo aparecía si lo requería la acción dramática; las oberturas, ya no serán piezas sinfónicas que pueden acompañar una u otra ópera; y los números de ballets, tan queridos de los franceses, debían de tener también un papel dramático y no ser simples divertimentos añadidos —Gluck seguía así los nuevos aires introducidos por su nuevo colaborador, el coreógrafo y bailarín francés Noverre (1727-1810), que en su Lettres sur la danse y les ballets (1761) ya abogaba por una danza natural y expresiva, más que técnica y virtuosa.

 
Orfeo y Eurídice
Ilustración de la primera edición de la partitura original de Viena (publicada en París, 1764)

Gluck había sido profesor de clave y canto en Viena de Marie Antoinette, casada en 1770 con el futuro rey francés Luis XVI (que inició su reinado en 1774). Bajo el patrocinio de su antigua alumna de música, y en ese momento ya reina, firmó un contrato para presentar seis obras en París, con la gestión del teatro de la Opéra. Gluck admiraba la ópera francesa y logró asimilar tanto las enseñanzas de Rameau como de Rousseau.[45]​ Comenzó con Iphigénie en Aulide y su estreno, el 19 de abril de 1774, provocó una enorme controversia, casi una guerra, como no se había visto en la ciudad desde la «Querelle des Bouffons». Los oponentes de Gluck llevaron a París al principal compositor italiano, Niccolò Piccinni, para demostrar la superioridad de la ópera italiana y «toda la ciudad» se vio involucrada en la disputa entre «gluckistas» y «piccinnistas».[46]

La versión francesa de Orfeo ed Euridice —demostrando en contra de sus principios, que la música puede servir a diferentes palabras— fue estrenada el 2 de agosto de 1774, con el papel titular transpuesto para contralto (castrato en la versión original), de acuerdo con la preferencia de los franceses por las voces agudas que había dominado desde los días de Lully.[47]​ Esta vez el trabajo fue mejor recibido por el público parisino y Gluck pasó a continuación a escribir una versión revisada en francés de Alceste, obra que fue estrenada el 23 de abril de 1776, de nuevo con un importante éxito.

Gluck y Piccinni se mantuvieron al margen de la polémica que tanto excitaba a sus seguidores, y solo hubo algún roce cuando ambos eligieron un mismo libreto de Quinault, Roland, para su siguiente obra. Gluck abandonó la tarea y retomó entonces otro libreto de Quinault, Armide, sobre el que el compuso una soberbia partitura. La primera de las tres obras escritas en francés y de forma exclusiva para París fue, pese a algunas dudas iniciales del público, finalmente un gran triunfo (1777). El Roland de Piccinni, estrenado el 27 de enero de 1778, tuvo también un gran éxito. Finalmente, ambos compositores se enfrentaron en el mismo terreno: compusieron cada uno una partitura sobre el tema de Iphigénie en Tauride, esta vez con libretos diferentes. La obra de Gluck se estrenó primero, el 18 de mayo de 1779 y le reportó un enorme éxito, el mayor de toda la carrera del compositor y los gluckistas vieron en ella la victoria decisiva en la disputa.

La última de sus obras parisinas, Echo et Narcisse, se estrenó el 24 de septiembre de 1779 y fue un sonoro fracaso. Gluck con 65 años cumplidos sufrió un duro revés, dejó París y prácticamente abandonó la composición, escribiendo solo pequeñas piezas durante los nueve años que aún vivió.[46]​ La Iphigénie en Tauride de Piccinni fue estrenada el 23 de enero de 1781, dos años después de su composición, y no tuvo éxito. La querella, que pareció siempre haber tenido ventaja para Gluck, se extinguió finalmente sin un verdadero vencedor.

Pero Gluck dejó tras de sí una inmensa influencia que se dejó sentir durante casi cuarenta años en la ópera francesa y también en las obras de algunos compositores extranjeros, como en Salieri (Les Danaïdes, 1784), Sacchini (Oedipe a Colone, 1786) Cherubini, Méhul y Spontini.[48]

La época romántica

De la Revolución a Rossini

La Revolución francesa de 1789 marca un antes y después de la vida cultural francesa. Casi todas las instituciones reales fueron abolidas y, por decreto de la Asamblea constituyente, en 1791 desaparecieron los privilegios y exclusivas. Se liberalizó la apertura de teatros y proliferaron nuevas salas donde se programaba ópera o representaciones teatrales que ya incluían canto, como el Teatro del Vaudeville (que dio su primera función el 12 de enero de 1792). Pero en la década de 1790, de nuevo la regulación administrativa simplificó la cuestión reduciendo el número de teatros de ópera en París a tres:[49]​ el Théâtre de l'Opéra, donde se programaban óperas serias con recitativos sin diálogo; el Théâtre national de l’Opéra-Comique, donde se representaban obras con diálogo hablado en francés; y el Théâtre-Italien, que se reservaba la importación de óperas italianas. Los tres desempeñarían un papel de liderazgo durante el próximo medio siglo más o menos. Lo que quedaba de la vieja tradición operística de Lully y Rameau fue finalmente barrido, para ser sólo redescubierto en el siglo XX. En ese momento tomó el relevo una nueva generación de compositores, encabezados por Méhul y el italiano Luigi Cherubini, que aplican los principios de la escuela gluckiana a la «opéra-comique», dando al género una nueva seriedad dramática y una mayor sofisticación musical. Lo que le permitió sobrevivir fue que las obras pronto comenzaron a reflejar los turbulentos acontecimientos políticos del momento. Compositores establecidos como Grétry y Nicolas Dalayrac (1753-1809), se vieron obligados a escribir piezas de propaganda patriótica para el nuevo régimen.[50]​ Un ejemplo típico de esa actitud es Le triomphe de la République (1793), una obra de François-Joseph Gossec (1734-1829) que celebraba la decisiva victoria francesa en la batalla de Valmy del año anterior.[51]

 
Etienne Méhul
(litografía de H. E. von Wintter).

Etienne Méhul (1763-1817) está considerado como el más importante compositor de la época revolucionaria.[52]​ Méhul compuso muchos cantos patrióticos y piezas de propaganda, siendo la más célebre el «Chant du départ» (según un poema de Chénier, 1794) que se convirtió en una segunda «La Marseillaise». El compromiso de Méhul fue recompensado en 1795, primero con su designación como uno de los cinco inspectores del Conservatoire de Paris, en el momento de su fundación,[53]​ y al poco con su nombramiento para el recientemente creado Institut de France, con Gossec y Grétry.[54]​ Mehul tenía buenas relaciones con Napoléon y se convirtió en uno de los primeros franceses en recibir la «Légion d'honneur» (1804).

Su primera ópera Euphrosine, ou Le tyran corrigé, estrenada en la Salle Favart el 4 de septiembre de 1790, fue un inmenso éxito que marco el futuro de Méhul y fue el principio de una larga relación con el Théâtre de la Comédie Italienne (renombrado Opéra-Comique en 1793). Sus óperas tenían argumentos tormentosos y apasionados, y obras como Stratonice (1790), Mélidore et Phrosine (1792), Le jeune sage et le vieux fou (1793) y Ariodant (1799), le supusieron ser considerado como el primer músico romántico.[55]​ La música muestra un uso creciente de disonancias y un interés por sentimientos extremos como la cólera, la envidia y los celos, prefigurando a otros compositores románticos como Weber y Berlioz. La forma en que Méhul subrayaba la expresividad dramática consistía en una verdadera experimentación con la orquestación, como hizo por ejemplo en Uthal (1806), una ópera ambientada en las tierras altas de Escocia, en que eliminó los violines y los remplazó por violas para subrayar el color local,[56]​ o en otras obras en que sustentó las voces solamente con trompas o arpas. A partir de 1800 sus obras cada vez tienen menos éxito —salvo una exitosa Joseph (1807), muy apreciada en Alemania— y el mismo Napoleón, su amigo, le habría recomendado componer obras menos serias. Siguió no obstante estrenando, aunque cada vez con menor éxito, hasta su fallecimiento en 1817. (La Journée aux aventures (1816) y la obra póstuma, Valentine de Milan (1822)).

 
Luigi Cherubini.

Las obras de Luigi Cherubini (1760-1842) también son un fiel reflejo de los tiempos. Cherubini había desarrollado su carrera en Italia y más tarde en Londres. En 1789 se afincó en París y logró su primer éxito con Lodoïska, estrenada en el «Théâtre Feydeau», una «ópera de rescate» ambientada en Polonia, en la que la heroína encarcelada es liberada y su opresor derrocado, siendo una de las primeras obras en incluir un personaje poderoso y malvado. Le siguieron en el mismo teatro Eliza (1794) y su obra maestra, Médée (1797), que refleja el derramamiento de sangre de la Revolución solo desde un punto de vista feliz, y por ello siempre fue más popular en el extranjero que en la propia Francia. Obras más luminosas, como L'hôtellerie portugaise (1798), La Punition (1799), Emma ou la prisonnière (1799) y Les deux journées (1800), reflejaban ya el nuevo sentimiento de reconciliación en el país.[57]​ Cherubini siguió estrenando en París más obras, como Anacréon (1803), Pimmalione (1809), Le Crescendo (1810), Les abencérages ou l'Étendard de Grenade (1813) y la tardía Ali-Baba ou les Quarante Voleurs (1833).

 
Gaspare Spontini.

Otro italiano, Gaspare Spontini (1774-1851), también tuvo mucho éxito en París en esa época. Spontini decidió instalarse en París en 1803, y tras algunos intentos para reestrenar sus obras en el teatro italiano, compuso tres nuevas «opéras-comiques» para el Théâtre Feydeau: La Petite maison (1804), Milton (1804) y Julie ou le Pot de fleurs (1805). Spontini asimiló rápidamente el estilo francés e intentó sintonizar con el nuevo gusto que quería Napoleón, aunar la estética revolucionaría y la republicana. Pronto gozará de gran protección en la corte y llegará a ser compositor de cámara de la misma emperatriz Joséphine (1805). Su siguiente obra, La Vestale (1807) fue ya estrenada en el Théâtre de l'Opéra y lo confirmó como continuador de la tradición seria gluckiana. El Institut de France declaró la obra como la mejor obra lírica de la década, y aún hoy sigue en el repertorio, a pesar de las grandes exigencias vocales de la protagonista, y puede considerarse como uno de los mejores exponentes de la ópera napoleónica, con su recitativo gluckiano de carácter solemne, su melodismo noble y elocuente y el rico tratamiento orquestal.[58]​ Siguieron más obras para la Opéra, Fernand Cortez (1809), Pélage ou le Roi de la Paix (1814), Les Deux rivaux (1816) y Olympia (1820). Decepcionado por la acogida de última obra, que él consideraba uno de sus mejores trabajos, abandonó París y aceptó el puesto de «kapellmeister» en Berlín. Pese a ello, Spontini fue uno de los principales protagonistas de la escena parisina hasta 1820.

 
François-Adrien Boïeldieu, protagonista del primer cuarto del XIX.

Otros dos nombres también protagonizaron en esos años la escena parísina, en este caso el de la «opéra-comique»: Isouard y sobre todo, Boïeldieu. Nicolas Isouard (1773-1818), nacido en Malta, se instaló en París en 1799 y tras componer algunas óperas al gusto italiano, pronto se convirtió en uno de los proveedores habituales del «Théâtre de l'Opéra-Comique», para el que compuso una treintena de obras, siendo las más destacadas Les Rendez-vous bourgeois (1807), Cendrillon (según Charles Perrault, 1810), Joconde (1814) y Aladin ou La lampe merveilleuse (obra póstuma estrenada en 1822).[59]

François-Adrien Boïeldieu (1775-1834) se instaló en París durante la Revolución, prudentemente como afinador de pianos. Pronto logró estrenar en los dos feudos de la «opéra-comique»: primero en el Théâtre Feydeau, La Famille suisse (1797) y L'Heureuse Nouvelle (1797) y luego pasó al «Théâtre Favart», Zoraime et Zulmare (1798), las tres con cierto éxito. En 1800, repitió estreno con Le Calife de Bagdad y esa vez fue un auténtico triunfo. En 1804, se trasladó a San Petersburgo para ocupar el puesto de compositor de la corte del zar, un puesto en el que permaneció hasta 1810. En esa estancia compuso nueve óperas, entre ellas Aline, reine de Golconde (1804) y Les voitures versées (1808). De regreso a Francia, reconquistó al público parisino con La jeune femme en colère (1811), Jean de Paris (1812), Le Nouveau Seigneur du village (1813) y una decena más de obras.

En 1825 estrenó su obra maestra, La Dame Blanche, una obra sobre el tema del niño perdido y felizmente reencontrado in extremis, con un libreto de Eugène Scribe basado en varias y recientes novelas de Walter Scott, en especial en The Monastery (1820) y Guy Mannering (1815). (Pese a ser poco habitual, una obra de Scott ya había sido adaptada a la ópera, ya que Rossini escribió La donna del Lago (1819) sobre la novela homónina de 1810, The Lady of the Lake). La siguiente ópera de Boïeldieu, Les Deux Nuits (1829) fue admirada por el mismísimo Richard Wagner quien tomó prestada «la vivacidad y la gracia natural del espíritu francés» y se inspiró en uno de sus coros para la «marcha de los prometidos» de Lohengrin (1850). Heredero espiritual de Grétry, Boïeldieu daba mucha importancia a la melodía, componiendo diálogos muy espirituales, sin adornos superfluos, realzados con una ligera pero muy cuidada instrumentación. Hector Berlioz le atribuyó a su música una «elegancia parisina de buen gusto que agrada» y suele considerarse como el principal compositor francés del primer cuarto del siglo XIX, Algunos le han considerado, junto con Auber, «el monarca sin corona de la opéra-comique».[60]

Rossini en París: ópera histórica

 
Retrato de Rossini, que será la gran estrella de París entre 1825-1830.

El público francés también acudía al Théâtre Italien para ver las tradicionales «operas buffas» y nuevas obras en el estilo entonces de moda, el bel canto, en especial las óperas de Rossini (1792–1868) —cuya fama, que comenzó tras el estreno de Il barbiere di Siviglia (1816), arrasaba ya en toda Europa— y más tarde de los también italianos Bellini (1801-1835) y Donizetti (1797-1848). La influencia de Rossini comenzó a invadir la «opéra-comique» francesa. Su presencia se siente en el mayor éxito de Boieldieu, La dame blanche (1825), así como más tarde en las obras de Daniel-François Auber (1782-1871) (Fra Diavolo, 1830; Le dominó negro, 1837), Ferdinand Hérold (Zampa, 1831) y Adolphe Adam (Le Postillon de Lonjumeau, 1836).[61]

En 1824, el Théâtre Italien se anotó un gran tanto cuando persuadió al mismísimo Rossini, que con 32 años estaba en lo más alto de su carrera, para viajar a París y desempeñar el puesto de gerente de la ópera. La bienvenida de Rossini fue digna de la que los medios de comunicación modernos dan a una celebridad. No sólo reactivó la decaída fortuna del Théâtre Italien, sino que volvió la atención al «Théâtre de l'Opéra», que programó versiones en francés de sus óperas italianas. Rossini aceptó, a cambio de una pensión vitalicia que le concedió el gobierno de Francia, componer una nueva ópera para París, escrita en francés. Eligió como tema al héroe suizo, Guillermo Tell, y encargó el libreto a Victor-Joseph Étienne de Jouy y a Hippolyte Louis Florent Bis, que se basaron en la obra teatral homónina de Schiller y en la pequeña novela histórica Guillaume Tell o la libertad de Suiza, de Jean-Pierre Claris de Florian. Guillaume Tell, de más de cuatro horas, fue estrenada el 3 de agosto de 1829 y sorprendió al público por su seriedad y extensión, muy distinta al resto de las obras rossinianas, además por las desacostumbradas, en Rossini, proclamas políticas y patrióticas, con un pueblo luchando por sus libertades democráticas. Fue la última composición de Rossini para la escena. A causa del excesivo volumen de trabajo de llevar un teatro y desilusionado por el fracaso de Guillaume Tell, Rossini se retiró como compositor de ópera.[62]

La época dorada de la «Grand opéra» (1830-1850)

 
Giacomo Meyerbeer (fotografiado por Félix Nadar)

Guillaume Tell sería inicialmente un fracaso, pero junto con un trabajo del año anterior, La muette de Portici[63]​ de Auber, marcó el comienzo de un nuevo género que dominará la escena francesa el resto del siglo: la «grand opéra», un estilo caracterizado por su escala grandiosa, sobre héroes y temas históricos, con grandes repartos y enormes orquestas, sobre escenarios ricamente decorados, con suntuosos trajes y espectaculares efectos escénicos y —siendo en Francia— una gran cantidad de música para ballet. La «grand opéra» ya había sido prefigurada en obras como La Vestale de Spontini y Les abencérages (1813) de Cherubini, pero el compositor que la historia ha llegado a asociar con el género es, sobre todo, Meyerbeer.

 
El ballet de las monjas, de Robert le diable, de Meyerbeer. Cuadro de Edgar Degas (1876).

Como Gluck, Giacomo Meyerbeer (1791-1864) era un compositor alemán que, antes de su llegada a París, había aprendido su oficio escribiendo óperas italianas siguiendo el modelo rossiniano. Afincado en París, bajo la protección de Rossini y Cherubini, su primer trabajo para el «Théâtre de l'Opéra», Robert le diable (1831), fue una auténtica sensación, con el público particularmente encantado con la escena de ballet del Acto Segundo en la que los fantasmas de las monjas corruptas salen de sus tumbas y bailan. Robert le diable sentó las bases de lo que en adelante será la «grand opéra», el nuevo género en el que todos los compositores se sentían obligados a dejar su sello personal.

Con seis obras más escritas para la capital francesa —Les Huguenots (1836); Le Prophète (1849), una obra escrita expresamente para la ya famosa soprano de ascendencia española Pauline Viardot; L'Étoile du Nord (1854); Dinorah ou Le pardon de Ploërmel (1859); y L'Africaine (estrenada póstumamente en 1865)— Meyerbeer fijó de hecho para mucho tiempo los cánones de la «grand opéra» y se aseguró a lo largo de su carrera la preeminencia en el género: el joven Wagner le imitó servilmente antes de liberarse y encontrar su propia voz; Verdi mismo debió de someterse a las reglas dramáticas que él fijó cuando escribió para París. La carrera francesa del compositor, apenas interrumpida por una corta vuelta a Berlín (1842-1848), de hecho poco afortunada, dio muestras de una destacable longevidad.

Aunque célebre en toda Europa desde los años 1830, su fama después de su muerte fue muy rápidamente eclipsada por el nuevo genio de la ópera europea, Richard Wagner. Sin embargo, cuatro de sus obras —Robert, Les Huguenots, Le prophète y L'Africaine—, «types parfaits du mélodrame histórico-romantique»,[64]​ siguieron en el repertorio de la mayoría de los teatros europeos durante el resto del siglo XIX, aunque poco a poco fueron desapareciendo y discutiéndose muchos de sus méritos musicales. De hecho, el ejemplo más famoso de la «grand opéra» francesa que como tal que se programa hoy en los teatros de ópera es el Don Carlos de Giuseppe Verdi, una obra escrita para la Opéra de París como parte de los actos que acompañaron la Exposición Universal de París (1867)[65]​ y que estrenada el 11 de marzo de 1867, en su versión original en francés en cinco actos.[66]

Otro gran compositor muy activo en esos años fue Jacques-Fromental Halévy (1799-1862), que estrenó casi cuarenta obras y que obtuvo un clamoroso éxito a mitad de su carrera, en 1835, con La Juive (La hebrea), éxito que repitió ese mismo año con L'éclair, pero que no volvió a alcanzar con sus siguientes obras, más de veinte obras, estrenadas con desigual acogida, entre las que destacan La Reine de Chypre (1841) (elogiada por Wagner) y Le Val d’Andorre (1848). Sus obras se inscriben en la misma vena de los melodramas histórico-románticos de Meyerbeer y La juive se convirtió en una de las grandes obras prototipicas del género, que aún hoy está en el repertorio.

Hector Berlioz

 
Hector Berlioz (fotografiado por Félix Nadar)

Mientras la popularidad de Meyerbeer se desvanecía, la fortuna de otro compositor francés de la época se incrementaba considerablemente durante los últimos decenios. Y ello a pesar de que las óperas de Hector Berlioz (1803-1869) fueron fracasos en su día. Berlioz era una mezcla única de un innovador modernista y un conservador del pasado. Su gusto en la ópera se había formado en la década de 1820, cuando las obras de Gluck y sus seguidores estaban siendo abandonadas en favor del bel canto rossiniano. Aunque a regañadientes Berlioz mostró su admiración por alguna de las obras de Rossini, aunque despreciaba lo que él consideraba como efectos llamativos del estilo italiano y anhelaba un retorno a la ópera de la verdad dramática de Gluck, no aceptando las convenciones del género, la tiranía de los cantantes y las armonías musicales. Berlioz fue también un verdadero romántico, un compositor deseoso de encontrar nuevas formas de expresión musical y eligió sus temas como personajes que representaban el ideal que debía guiar la vida del compositor: artistas —Cellini— o héroes —Eneas—, con un claro cometido en la vida, del que ni la felicidad ni el bienestar de los demás lograrán apartar.

Su primer y único trabajo para la Opéra de París, Benvenuto Cellini (1838), fue un notorio fracaso. El público no pudo comprender la originalidad de la ópera y los músicos incluso encontraron sus ritmos, no convencionales, imposibles de tocar. Veinte años más tarde, Berlioz volvió al género y comenzó a escribir la que se convertirá en su obra maestra operística, Les Troyens, para satisfacer su propias aspiraciones musicales más que con la mente puesta en el público del momento.[67]Les Troyens iba a ser la obra culminación de la tradición clásica francesa encarnada por Gluck y Spontini. Como casi era de prever, no llegó finalmente a los escenarios en su forma completa de cuatro horas, y solo se estrenó parcialmente en vida del compositor: con el título Les Troyens à Carthage, los últimos tres actos fueron representados en París el 4 de noviembre de 1863, seis años antes de la muerte del compositor. Para su estreno completo habrá que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX, cumpliéndose la profecía del compositor: «Si tan sólo pudiera vivir hasta los ciento cuarenta, mi vida se volvería decididamente interesante».[68]​ En la obra no había adornos vocales que permitiesen lucirse a los cantantes y la orquesta participaba como un igual, con un alto protagonismo, con predilección por los tempi lentos y la difuminación entre arias y recitados, le da a la obra un aire épico.

La tercera y última ópera de Berlioz, una «opéra-comique» según la comedia de Shakespeare Béatrice et Bénédict (1862), fue escrita para un teatro de Alemania, donde la audiencia era mucho más favorable a las innovaciones musicales, como la extensa obertura orquestal.

Segunda mitad del XIX: Offenbach y la opereta

 
Jacques Offenbach (fotografiado por Félix Nadar)

En la década de 1850, dos nuevos teatros trataron de romper el monopolio de la música teatral en la capital que ejercían el Théâtre de l'Opéra y el Théâtre de l'Opéra-Comique: el primero fue el Théâtre Lyrique —abierto de 1851 a 1870, y en el que en 1863 Berlioz vio la única parte de Les Troyens que se interpretó en su vida— y al que se unió en 1855, el Théâtre des Bouffes Parisiens. Berlioz no era el único descontento con la vida operística de París hacia mediados del siglo XIX, ya que Jacques Offenbach (1819-1880) también encontraba que la «opéra-comique» francesa contemporánea ya no ofrecía espacio alguno para la comedia. Offenbach, alemán nacido en Colonia, se trasladó con su familia a París a los 14 años, y tras ser admitido en el Conservatorio, debió de dejarlo por necesidades económicas, empleándose como chelista en la orquesta de la opera cómica —llegó a ser un gran virtuoso, que dio conciertos con Antón Rubinstein, Liszt, Mendelssohn y Flotow— y en 1850 llegó a ser director del «Théâtre Français». Con ocasión de la Exposición Universal de París (1855), obtuvo la licencia para programar breves piezas en un único acto, conocidas como «musiquettes», con dos o tres pocos cantantes, arrendando un pequeño teatro existente en la rue Monsigny, al que llamó Théâtre des Bouffes-Parisiens. Se inauguró el 5 de julio de 1855, bajo la dirección de Offenbach, con su «bouffonerie musicale» Les deux aveugles, una pieza que sería la primera de muchas, todas llenas de farsa y sátira.

 
Cartel de Orphée aux enfers.

Enseguida trasladó el teatro a otro mayor, situado en la rue Monsigny/Passage Choiseul y en 1858 consiguió que las restricciones del permiso fuesen suprimidas. En ese momento Offenbach intentó crear una obra más ambiciosa, Orphée aux enfers («Orfeo en los infiernos»), que sería el primer gran trabajo de un nuevo género, la opereta, que junto con Florimond Hervé contribuyó a crear. Orphée era a la vez tanto una parodia de las rimbombantes tragedias clásicas como una sátira sobre la sociedad contemporánea. Su increíble popularidad llevó a Offenbach a seguir componiendo más operetas, hasta un número superior a 100, entre las que destacan La Belle Hélène (1864), La vie parisienne (1866) y La Périchole (1868).

Al final de su vida se embarcó en la que será su composición para la escena más compleja: Les contes d'Hoffmann (1881), una ópera seria de género fantástico que trata sobre la vida del poeta y cuentista E. T. A. Hoffmann, que ya viejo y desganado, muestra al artista romántico, bohemio, borracho, soñador, al que los contratiempos impiden siempre lograr sus objetivos. Es una obra en tres actos, más un prólogo y un epílogo. El libreto de Jules Barbier, está basado en una obra que el propio Barbier y Michel Carré habían escrito sobre tres de cuentos de Hoffmann —Der Sandmann, Rath Krespel y Das verlorene Spiegelbild—, siendo el mismo Hoffmann un personaje de la ópera, como él mismo solía hacer en muchas de sus historias.

Offenbach solía fijar la partitura final después de estrenar las obras y realizar las modificaciones que su rodaje público aconsejaban. La primera representación se hizo con diálogos completos en el Teatro de la Gaite. La gaité quebró y Offenbach cedió los derechos para la Opéra-Comique, pero en este teatro era tradición que los diálogos fuesen en prosa, con cantantes de otro tipo, debiendo de adaptar la obra. Había completado la partitura para piano y orquestado el prólogo y el primer acto. Ernest Guiraud finalizó la orquestación, alterando algunos números. La obra sufrió a lo largo de sus representaciones numerosas adaptaciones, recreaciones e intentos de fijar la partitura final. No obstante, la aparición en 1993 de 100 páginas del manuscrito completo dio lugar a una nueva reconstrucción de la obra.[69]

Gounod y Bizet

 
Charles Gounod (fotografiado por Félix Nadar)

Una creciente generación de compositores de ópera francesa apareció a mediados de siglo en Francia, encabezada por Gounod y Bizet y a los que seguirán Thomas, Delibes o Saint-Saëns, autores todos que aunque no tan innovadores como Berlioz, si eran muy receptivos a las nuevas influencias musicales y estaban muy atentos a los temas literarios en boga para elegir sus libretos.

Charles Gounod (1818-1893) supuso una verdadera renovación de los argumentos de la ópera francesa. Tras una época en que siguiendo a Meyerbeer se daba importancia a los temas políticos y colectivos, se dio paso a los personajes individuales, y las emociones personales pasaron a ser el hilo conductor y las verdaderas protagonistas tanto de la música como del escenario. Gounod fue un espléndido melodista[cita requerida] —que caracterizaba no solo a los personajes principales sino también a muchos secundarios y que incluso en los recitativos incluía muchas ideas melódicas— y exigió de la orquesta una instrumentación mucho más detallada que la habitual hasta ese momento en los teatros de ópera. Tras algunas obras estrenadas sin demasiado éxito —Sappho (1851), La Nonne Sanglante (1854) y Le Médecin malgré lui (1858)— el éxito le llegó con Faust (1859), basada en el drama de Goethe, que fue estrenada en el Théâtre Lyrique y que diez años más tarde fue repuesta en el Théâtre de l'Ópera, iniciando una brillante carrera por todos los teatros europeos. Siguió componiendo, pero con menor fortuna —Philémon et Baucis (1860) La Colombe (1860), La Reine de Saba (1862)— y volvió a tener éxito con Mireille (1864), basada en la épica provenzal de Frédéric Mistral, y Romeo y Juliette (1867), de inspiración shakespeareana. Siguieron un largo periodo de inactividad operistica y tras unos cuantos intentos —Cinq-Mars (1877), Polyeucte (1878) y Le Tribut de Zamora (1881)— abandonó el género para dedicarse a la música religiosa.

Georges Bizet (1838-1875), gran amigo de Gounod, se acercó desde muy joven al género operístico, componiendo varias «opéras-comiques», como Le Docteur Miracle (1857) —que fue primer premio de un concurso convocado por Offenbach para el «Théâtre des Bouffes Parisiens»— o Don Procopio (1859), L'amour peintre (1860) y La guzla de l'Émir (1862), todas ellas enviadas desde Roma, tras haber logrado el autor el codiciado Premio de Roma. Su primera verdadera ópera, Les pêcheurs de perles (1863), fue estrenada con poco éxito en el Théâtre Lyrique, éxito que tampoco logró con La jolie fille de Perth (1867). El público desconfiaba de lo que le parecía ya una influencia wagneriana perniciosa, que se manifestaba en el uso de algunas armonías y «leitmotivs». Bizet, decidió dar un giro en su acercamiento a la escena y apostó por una mayor naturalidad y libertad melódicas, presentes ya en Djamileh (1872) y Don Rodrigue (1873), pero que se manifiestan de forma acabada en su mayor triunfo, Carmen (1875). Escrita para el Théâtre de l'Opéra Comique, Carmen fue estrenada el 3 de marzo de 1875, con poco éxito ya que los primeros críticos y el público fueron sorprendidos por la poco convencional mezcla de pasión romántica y realismo.[70]​ Bizet, que murió solo tres meses más tarde, no pudo saborear el triunfo que cosecharía la obra, que ha llegado a ser el mejor exponente de la ópera francesa del siglo XIX y quizás la más famosa de todas las óperas francesas. Para el estreno de la obra en Viena, hubo que modificar las partes habladas, propias de la ópera cómica, por recitativos y de ello se encargó también Ernest Guiraud. Esa fue la versión que alcanzó fama y la que se estrenó en todos los teatros del mundo (solo a partir de una versión de 1949 se recuperará la versión hablada, y ahora ambas se programan por igual).

 
Cartel de Carmen (1875)

La obra ha sido analizada en muchas ocasiones para entender qué características la hacen tan especial, en un intento de comprender los valores sustantivos del género.[71]​ La conclusión a que han llegado casi todos es que se dan varias cuestiones que individualmente apenas dicen nada, pero que en conjunto le dan el verdadero valor a la obra: el libreto, considerado por algunos como uno de los mejores libretos de la historia, está firmado por Ludovic Halévy y Henri Meilhac y se basa en la novela homónima de 1845 de Prosper Merimée, pero no tiene diferencias con muchos otros que no tuvieron éxito: los autores eran excelentes libretistas y la obra literaria en que se basaron era de gran calidad, pero otros libretos, incluso de los mismos autores, también lo fueron sin éxito; el tema, de ambiente español y que permitió a Bizet dar rienda suelta a su vena españolista, tampoco justifica nada ya que otras obras de ese tipo fueron consideradas «turcadas», «españoladas» o «exotismo de pacotilla»; la coherencia y lógica del libreto, que aunque buenas tampoco parecen razones, ya que, por ejemplo, en la escena en «un lugar salvaje de la montaña» aparecen no solo contrabandistas, si no muchos otros personajes —como la prometida y siempre buena «Micaela» o el torero y chulesco «Escamillo»— y convierten la montaña en un sitio demasiado transitado; la naturaleza equivoca de algunos personajes, como Don José, joven provinciano e ingenuo que se va maleando y acaba matando a Carmen, a su vez personaje también esquivo, gitana sin prejuicios cuya seducción conduce al delito y al crimen, primera mujer fatal de la ópera —a la que seguirán «Elektra» o «Lulú»— y prototipo que no desentona del muy español «Don Juan»; la tesitura poco habitual del papel principal, una contralto (o mezzo-soprano), cuando habitualmente los papeles principales se reservaban para sopranos,[72]​ pero eso ya había sido frecuente en muchas obras rossinianas y un par de años más tarde Saint-Saëns mismo lo usaría en el personaje de Dalila de Sanson et Dalile; la circunstancia histórica que la obra habría sabido muy bien aprovechar, un momento de cierre de una etapa antigua, en que la ópera estaba dominada por dos gigantes como Verdi y Wagner y en que se entreabría una nueva época, la verista, que emprenderán con gran éxito Puccini, Mascagni o Leoncavallo. Nada hay en la obra que pueda señalarse como distintivo pero todo lo anterior hace que la partitura de Carmen sea señalada por muchos como la «ópera por excelencia».[73]

El nuevo «Palais Garnier»: último cuarto del XIX

 
Vestíbulo de la Opera de Charles Garnier, inaugurada en 1875

En 1875 se culminó la construcción de un nuevo teatro de ópera para la capital, una gran obra que había comenzado en 1858 cuando Napoleón III autorizó el derribo y ocupación de más de 12 000 m² de viejas edificaciones. El concurso para el nuevo edificio, que se quería fuese todo un emblema del Segundo Imperio, fue ganado por un joven arquitecto, Charles Garnier, con un proyecto de estilo neobarroco. Las obras comenzaron en 1862 y fueron muy accidentadas, con muchos incidentes técnicos —aparición de aguas subterráneas y cuevas que dificultaron mucho las labores de cimentación[74]​— y otros derivados de los complejos acontecimientos políticos del momento —Guerra Franco-Prusiana, caída del Segundo Imperio y Comuna de París de 1871—. De hecho, una circunstancia fortuita dio el impulso político para que se finalizasen las obras: la noche del 28 al 29 de octubre de 1873, un incendio que duró 27 horas, destruyó totalmente el hasta entonces Théâtre National de l’Opéra, que desde 1820 estaba en la rue Lepetier.

París no podía quedarse sin teatro de ópera. Las obras se aceleraron y, finalmente, el nuevo Palais Garnier fue oficialmente inaugurado el 15 de enero de 1875, con el nombre «Académie Nationale de Musique - Théâtre de l'Opéra». Fue una espléndida ceremonia a la que asistieron el presidente de la III República, Patrice de Mac-Mahon, la familia real española, el lord-maire de Londres, el burgomaestre de Ámsterdam y casi cerca de 2000 invitados llegados de toda Europa.[75]

La celebración incluía la representación del tercer acto de La Juive, de Halévy, varios extractos de Les Huguenots, de Meyerbeer, y un Divertissement presentado por la compañía de ballet, representado por el maestro de ballet Louis Mérante, que consistió en una recreación de la célebre escena «Le Jardin Animé», del ballet Le Corsaire (1856), con música de Léo Delibes y coreografía de Joseph Mazilier. El nuevo teatro será el marco adecuado que necesitaba la capital, ya en ese momento considerada la capital cultural del mundo, la Ciudad Luz que a finales de siglo verá una tradición vanguardista sólidamente establecida, con poetas como Mallarmé, Verlaine y Rimbaud o pintores como Gauguin, Seurat y Cézanne que derribaron los principios del realismo del siglo XIX. En el último cuarto de siglo, la ópera también tendrá un papel destacado y tendrá de nuevo una etapa de florecimiento y muchos autores y obras de este período lograran fama internacional.

 
Mignon, cuadro de Ari Scheffer en el que se basó Thomas.
 
Ambroise Thomas

Ambroise Thomas (1811-1896) había estrenado ya muchas obras, con éxito, pero sin conseguir que ninguna de ellas se mantuviese en el repertorio: La Double Échelle (1837), le valió elogios de Berlioz; Le Caïd (1849), una opereta brillante, tuvo mucho éxito (y gracias a ello Thomas fue acogido triunfalmente en la Académie des Beaux-Arts en 1851, aplastando a Berlioz que no obtuvo ni un solo voto); Le Songe d'une Nuit d'Été (1850), una fantasía dramática, fue bien acogida; Raymond, ou Le secret de la reine (1851), contenía una obertura que se hizo muy popular en su día; Le Roman d'Elvire (1860), también tuvo buena acogida.

Mediada ya la cincuentena le llegó el éxito, tras una acogida inicial algo titubeante, con su ópera Mignon (1866), con un libreto basado en la novela de Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795), firmado por Jules Barbier y Michel Carré, autores de algunos de los mejores libretos de la ópera romántica francesa (como Faust y Roméo et Juliette, de Gounod; Les contes d'Hoffmann, de Offenbach:; y las propias obras de Thomas). Desde ese momento, Thomas accedió al status de compositor mayor. En 1894, Mignon había sido representada más de 1000 veces solo en la Opéra-Comique y había sido presentada en todos los teatros de ópera de Europa. Su siguiente obra, Hamlet (1868), basada en la tragedia de Shakespeare, le consagró internacionalmente. La música de Thomas no se adaptaba muy bien al tema, pero la obra esconde algunos de los mejores pasajes musicales escritos por el compositor, en especial la escena de la explanada, todo el papel de Ofelia y el ballet, particularmente brillante. La interpretación que en el estreno hicieron Jean-Baptiste Faure y Christine Nilsson contribuyó mucho al gran éxito de la obra y Thomas fue el primer músico en recibir, de manos de Napoléon III, la distinción como Commandeur de la Légion d'honneur. Aún hoy, Hamlet tiene la consideración de tener uno de los mejores papeles para barítono de toda la historia de la ópera.

Léo Delibes (1836-1891) llevó siempre una especie de doble vida, ocupado a diario como organista, pero siendo también un refinado hombre de teatro. Obtuvo varios puestos de director de coro, primero en el Théâtre-Lyrique y, desde 1864, en la Opéra, donde adquirirá gran fama tras estrenar dos exitosos ballets que, aún hoy, forman parte del repertorio: Coppélia (1870) y Sylvia (1876). Aunque ya había abordado el género operístico —Le boeuf Apis (1865) y La cour du roi Pétaud (1869)— su gran fama le permitió acometer grandes obras, como Le roi l’a dit (1873), Jean de Nivelle (1880) y su gran éxito, Lakmé (1883) (póstumamente se estrenó su última obra, Kassya, 1893). La exuberante y orientalizante Lakmé, estrenada en la Opéra-Comique en 1883, narra el amor imposible en la India del siglo XIX de un oficial británico y la hija de un sacerdote de Brahma. Contiene, entre muchos números deslumbrantes, el famoso número de lucimiento para soprano de coloratura conocido como la «Scène et légende de la fille du paria», llamada «Air des clochettes» («Canción de la campana»): «Où va la jeune Indoue?» y el Dueto de las flores, con la bellísima «Dome épais le jasmin».

Camille Saint-Saëns (1835-1921), del que Wagner llegó a decir que era «el más grande compositor francés vivo»[76]​ tuvo muchos problemas para estrenar su primera ópera, Le Timbre d’argent (1864-1877). No fue la primera de sus obras en ser presentada al público, honor que le cupo a La Princesse jaune (1872), estrenada en la Opéra-Comique, con bastante éxito. En 1877 finalizó su tercera ópera, Sansón y Dalila, con libreto de Ferdinand Lemaire, una historia bíblica que no fue bien acogida por sus allegados cuando les tocó las partes ya escritas. Solo tuvo el apoyo de Liszt, que le consiguió una producción de la obra para Weimar a finales de ese mismo año, lo que animó a Saint-Saëns a completar la obra. Liszt mismo dirigió el estreno con gran éxito y al mismo asistió su gran amigo, Gabriel Fauré; luego se representó en Colonia, Hamburgo, Praga y Dresde. Sin embargo, la obra no se estrenó en Francia sino hasta doce años más tarde, y extrañamente, no en París, sino en Ruan: una de las causas fue el rechazo que sentía el público francés por los temas bíblicos. Sólo cuando ya había sido ofrecida en una docena de ciudades de provincias, pudo oírse en 1890, al fin, en el Teatro Eden de París. Esta ópera, que tiene un marcado formato musical de oratorio, llegó a ser una de las obras más conocidas de Saint-Saëns y durante mucho tiempo se mantuvo en el repertorio. Saint-Saëns siguió componiendo óperas casi hasta su muerte, aunque nunca logró repetir el gran éxito de Sansón: Étienne Marcel (Lyon, 1879), Henri VIII (1883); Ascanio (1890); Phryné, opera cómica (1893), Déjanire (Montecarlo, 1898); Les Barbares (1901); Parysatis (Béziers, 1902); Hélène (Montecarlo, 1904) y L’Ancêtre (Montecarlo, 1906).

 
Jules Massenet

El compositor de éxito más duradero de la época fue Jules Massenet (1842-1912) que compuso más de cuarenta óperas, abordando todos los géneros —«grand opéra», drama histórico, farsa, opéra-comique— y argumentos —bíblicos, históricos, mágicos, caballerescos, mitológicos— en un estilo característico, nada innovador pero de una gran eficacia, suave y elegante, en el que supo sacar partido a sus grandes dotes teatrales y a su habilidad melodística y maestría orquestadora. Tras haber compuesto más de 20 óperas, de las que solo Le roi de Lahore (1877) y Hérodiade (1881) tuvieron una cierta repercusión, el éxito le llegó plenamente con Manon (1884), según la novela Manon Lescaut de Abbé Prévost, su obra más popular.

 
Cartel del estreno en París de Werther (1893)

Massenet siguió estrenando puntualmente hasta su muerte, obras como Le Cid (1885) —sobre la tragedia homónima de Corneille ambientada en España—; Werther (1892) —con libreto sobre «Les Souffrances du jeune Werther» de Goethe— que fue estrenada primero en versión alemana en Viena y un año más tarde en la Opéra-Comique, y con la que volvió a repetir un gran éxito; Le Jongleur de Notre-Dame (1902) —una historia milagrosa sobre una leyenda medieval del siglo XII, basada en la obra homónima de 1892 de Anatole France—, estrenada en Montecarlo; y, finalmente, Don Quichotte (1910) —inspirada en Le chevalier de la longue figure (1904), una obra teatral de Jacques Le Lorrain—, producción para la Opéra de Monte-Carlo, con el legendario bajo ruso Fedor Chaliapin en el papel principal.

Thaïs (1894), con un libreto de Louis Gallet basado en la novela homónima de 1890 de nuevo de Anatole France, narra la historia de la pecadora arrepentida y luego santa, Thais, y su ingreso en un cenobio egipcio del siglo IV. Con su soberbio solo de violín del Acto II «Méditation religieuse», conocido como «Méditation de Thaïs», es una obra muy célebre pero rodeada de una reputación diabólica, no conoció el éxito hasta pasados diez años de su estreno.

La influencia de Massenet es manifiesta en muchos compositores de ópera, por ejemplo, en los italianos Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini o en la propia Pelléas et Mélisande de Claude Debussy. Aunque considerado en vida como el más importante compositor francés de ópera, a su muerte la mayoría de sus obras fueron consideradas sentimentales y anacrónicas, y solamente Manon y Werther han soportado los cambios en la moda musical y siguen aún hoy siendo ampliamente representadas.[77]

Wagnerianismo francés y declive de la «grand opéra»

Los críticos musicales conservadores que habían rechazado a Berlioz detectaron una nueva amenaza en Richard Wagner, el compositor alemán cuya revolucionaria música teatral estaba causando furor y controversia en toda Europa. Wagner había atacado duramente el género en Das Judentum en der Musik (1850) y más concretamente en su largo ensayo Oper und Drama («Opera y Drama», 1851). Cuando presentó una versión revisada de su ópera Tannhäuser en París en 1861, provocó tanta hostilidad que fue cancelada tras sólo tres ejecuciones. El deterioro de las relaciones entre Francia y Alemania sólo empeoró las cosas, y después de la Guerra franco-prusiana de 1870-1871, había razones políticas y nacionalistas para rechazar la influencia de Wagner. Los críticos tradicionalistas utilizaban el término «wagneriano» como sinónimo de abuso de todo lo moderno en la música.

El aumento de la influencia de Wagner en la música y las ideas fue progresivo: compositores como Gounod y Bizet ya habían empezado a introducir innovaciones armónicas wagnerianas en sus partituras, y muchos artistas adelantados, como el poeta Baudelaire, elogiaban esa «música del futuro». Más adelante, otros compositores franceses empezaron a adoptar la estética wagneriana al por mayor en sus obras, en particular Vincent d'Indy (Fervaal, 1897), Emmanuel Chabrier (Gwendoline, 1886) o Ernest Chausson (Le Roi Arthus, 1903). Pocas de estas obras han sobrevivido, ya que eran demasiado imitativas y sus autores estaban tan abrumados por el ejemplo de su héroe, que a veces olvidaron preservar su propia individualidad.[78]

El desprecio por el género de los partidarios de la ópera wagneriana coincidió con otras dos causas de más recorrido que llevaron al declive a la «grand opéra». Cada vez se componían menos obras nuevas de gran formato, con lo que el estilo pasó de moda y las nuevas producciones, que también exigían caros cantantes —Les Huguenots, por ejemplo, se conoce como «la noche de las siete estrellas» debido a su exigencia de siete grandes artistas—, cada vez eran más costosas y difíciles de amortizar. Eso significaba que económicamente eran las apuestas más arriesgadas y por ello las más vulnerables y a los compositores no les atraían como desarrollo de nuevo repertorio.

Coincidió además con la desaparición de muchas obras del género del repertorio, para dar paso a nuevas modas, como por ejemplo, las óperas de estilo verista. Está fue la causa de que perdieran su lugar primero en la Opéra de París (sobre todo cuando muchos de los montajes originales se perdieron en el incendio de 1873),[79]​ aunque había otros teatros, como el Théâtre de la Gaité Lyrique, que ya podían atraer a artistas de primera categoría y dar las viejas obras favoritas. La Juive fue representada de forma regular allí y, en 1917, se dedicó una temporada completa a las antiguas obras mayores, incluidas la ópera de Halévy La reine de Chypre.

El siglo XX

Debussy: Pelléas et Mélisande

 
Mary Garden, la intérprete del estreno, en una representación de Pelléas et Mélisande en 1908

Claude Debussy (1862-1918) tuvo una más ambivalente y, en última instancia, más fructífera, actitud ante la influencia wagneriana. Inicialmente abrumado por su experiencia de las óperas de Wagner —especialmente Parsifal—, más tarde trató de liberarse del hechizo de la «Old Wizard de Bayreuth». La única ópera de Debussy, Pelléas et Mélisande (1902) muestra la influencia del compositor alemán en el papel central dado a la orquesta y la completa abolición de la tradicional diferencia entre el aria y el recitativo.

Con un libreto de Maeternick De hecho, Debussy se había quejado de que había «demasiado cantado» en la ópera convencional y lo sustituyó por una fluida declamación vocal, amoldada a los ritmos de la lengua francesa. La historia de amor de Pelléas et Mélisande evita las grandes pasiones del Tristan und Isolde de Wagner en favor de un esquivo drama simbolista en que los personajes sólo expresar sus sentimientos indirectamente. El misterioso ambiente de la ópera se ve reforzado por la orquestación de una notable sutileza y poder sugestivo.[80]

Hasta la I Guerra Mundial

Los primeros años del siglo XX vieron el estreno de dos óperas francesas más que, aunque no al nivel del logro de Debussy, lograron absorber las influencias wagnerianas sin perder el sentido de su individualidad. Se trata de Pénélope (1913), una austera obra de Fauré sobre el drama clásico y de Ariane et Barbe-bleue Bleue (1907), un drama colorista y simbolista de Dukas.

Gabriel Fauré (1845-1924) abordó no menos de diez proyectos de ópera antes de finalizar realmente uno, casi siempre debido a que no acababan de convencerle los temas. La música incidental para Prométhée (1900), un drama lírico con interludios hablados, tuvo un gran éxito y le permitió ensayar una nueva forma de acercamiento al género. Siete años más tarde, Fauré encontró un tema que le encantó y finalizó Pénélope (1907-1913), un drama lírico. En ella da una solución personal al problema de la ópera post-wagneriana: Pénélope puede ser descrita como una 'ópera de canciones',[81]​ ya que no hace uso ni del esquema clásico de arias con recitativo, ni tampoco de la melodía continua wagneriana, sino más bien una secuencia de cortos pasajes líricos, sin repetición, unidos por ariosos y, con menor frecuencia, recitativo llano, a veces sin acompañamiento. Pénélope por lo tanto, cumple el reto de mantener un equilibrio entre las voces y la orquesta, cuyo papel es importante porque proporciona un comentario sobre la acción a través de varios hilos conductores en la forma del Pelléas et Mélisande, aunque ambas obras no se parecen en nada. Al igual que Pelléas y Wozzeck, Pénélope supuso una solución original, pero como esas obras, no tendrá verdaderos sucesores. Sin embargo, Fauré sentía demasiado disgusto por los efectos teatrales para poder crear una obra popular y aunque Pénélope es una obra maestra, es una obra maestra de música pura.[82]

 
Dukas estrenó con verdadero éxito en 1907, Ariane et Barbe-bleue.

Paul Dukas (1865-1935), además de compositor, fue un importante crítico que como tal había realizado el peregrinaje a Bayreuth en 1886 y 1889 y asistido en Londres a la representación del Ring en 1892. Dukas había reflexionado en profundidad sobre la ópera, estudiando a Gluck, Mozart, Beethoven y sobre todo, a Wagner.[83]​ Dukas eligió un texto de Maeterlinck y comenzó la obra en 1899, dedicándose a ella durante casi ocho años. El estilo narrativo de Maeterlinck dio a Dukas libertad para el desarrollo sinfónico de una densa textura motívica. Un buen ejemplo de su técnica operística son las seis variaciones escénicas de un tema en el acto 1. Su elaboración armónica forman las notas fundamentales de una escala tonal y se corresponde, en la acción, con la apertura de seis puertas y el descubrimiento de seis tesoros de joyas. Otras formas musicales construidas de la misma manera se suceden en toda la obra. Tres preludios para orquesta anticipan la acción y el desarrollo motívico de cada acto. Giselher Schubert a este respectó comentó: «la idea de una partitura de ópera concebida sinfónicamente conduce a formas musicales autónomas, que están, sin embargo, íntimamente ligadas a la escena»".[84]​ El estreno en 1907 de Ariane et Barbe-bleue supuso el reconocimiento internacional del compositor. Traducida al alemán ese mismo año, al inglés en 1910, al italiano en 1911, también se hicieron adaptaciones para efectivos más reducidos. El estreno en Viena en 1908, dirigido por Zemlinsky, despertó el interés del mismo Schoenberg y su círculo.

La crisis de entreguerras

 
Ravel, compuso solo dos obras breves: L'heure espagnole (1911) y L'enfant et les sortilèges (1925).

Los géneros más frívolos de la «opéra-comique» y la opereta prosperaban aún, en manos de compositores como André Messager (1853-1929) y Reynaldo Hahn (1874-1947). De hecho, para muchas personas, luminosas y elegantes obras como estas representaban la verdadera tradición francesa, en contraposición a la «teutónica pesadez» de Wagner. Esta era la opinión de Maurice Ravel, que escribió sólo dos óperas breves pero ingeniosas: L'heure espagnole (1911), una farsa ambientada en España, y L'enfant et les sortilèges (1925), una fantasía ambientada en el mundo de la infancia en la que diversos animales y muebles toman vida y cantan.[85]

Un grupo de jóvenes compositores, que formaron el grupo conocido como Les Six compartían la misma estética de Ravel. Los más importantes miembros de Les Six fueron Darius Milhaud, Arthur Honegger y Francis Poulenc. Milhaud fue un compositor prolífico y versátil que escribió en una variedad de formas y estilos, desde las Opéras-minutes (1927-1928), ninguna de las cuales tenía más de diez minutos de duración, a la épica Christophe Colomb (1928), en que utiliza un enorme e inusual número de instrumentos así como una compleja parafernalia dramática, incluida una película para crear una fiel exposición del misticismo católico del poeta.[86]​ Milhaud estaba muy influido por la riqueza textual de Claudel, como refleja en su obra La Orestíada. Otras óperas suyas como Ariadna, La liberación de Teseo y David, con texto de Boris Vian, no aportan a la escena francesa elementos dignos de consideración.

Si bien una de las aspiraciones declaradas del suizo Arthur Honegger (1892-1955) había sido escribir «nada más que óperas»,[87]​ consideraba que el teatro lírico estaba en declive y que incluso podía desaparecer. Aún joven hizo algunos tempranos intentos —Philippa (1903), Sigismond (1904) y La Esmeralda (1907) y la inacabada La mort de Sainte Alméenne (1918)— antes de abordar su única otra ópera seria, Antigone (1924-1927), una colaboración con Cocteau, con una traducción muy condensada, cuya musicalización fue innovadora por la ausencia de recitativos y su «incorrecta» acentuación de las palabras (que constante invertía la tradicional convención de la prosodia francesa, que trata la consonante de ataque como una anacrusa). El lenguaje musical y la propia forma austera del trabajo hicieron que no fuera bien recibida. Su colaboración con Paul Valéry sobre el melodrama Amphion (1929) le supuso un efímero éxito. Aunque mucho más restringido armónicamente que Antigone, muestra en su escritura melódica las mismas cualidades de distinción, aunque delatando claramente cuales eran sus influencias: Stravinsky. Sin embargo, la opereta que siguió, Les aventures del roi Pausole (1929–1930), fue un tremendo éxito, con una primera producción en el Bouffes-Parisiens a la que siguieron más de 500 representaciones. La partitura es una mezcla de lo mejor de los estilos de opereta de Chabrier, Gounod, Lecocq, Messager y Offenbach, y tomó al público y a la crítica por sorpresa: las memorables líneas melódicas son la causa principal de su encanto, abandonadas ya las innovaciones declamatorias de Antigone. Su otro trabajo como compositor de operetas incluye una colaboración con Ibert en L'aiglon (1936-1937). Honegger compuso mucho y frecuentó muchos géneros, experimentando con una mezcla de ópera y oratorio en obras como Le roi David (1921) y Jeanne d'Arc au bûcher (Juana en la hoguera, 1938), o con el ballets en Anfión (1931) y Semíramis (1933-1934), obras en las que el acento se pone más en el aspecto teatral que en el puramente musical.[88]

 

Jacques Ibert (1890-1962) se inició en el género componiendo una ópera en 1921, Persée et Andromède, ou Le plus heureux des trois, que no fue estrenada hasta 1929. Contó como libretista con su cuñado Nino, con quien unos años más tarde hizo un intento de renovar la «opéra-bouffe» en Angélique (1926, estrenada en enero de 1927), que obtendrá un gran triunfo y le permitió estrenar su obra anterior. Compuso dos obras más —Le roi d'Yvetot (1927-8, estrenada en 1930) y Gonzague (1930, estrenada en Monte Carlo en 1931)— antes de abordar el género en compañía de su gran amigo Honegger. Con L'aiglon (1936, estrenada en Monte Carlo en 1937), Honegger e Ibert demostraron su capacidad de juzgar el espíritu de la época: compuesta cuando en Francia gobernaba el Frente Popular, el estilo de la ópera era lo suficientemente accesible para atraer al gran público, y al mismo tiempo, lo suficientemente sofisticado para no desilusionar a los admiradores de ambos compositores, quienes dejaron constancia de la plenitud de sus recursos técnicos. Ambos repitieron experiencia con Les petites cardinal (1937), una opereta basada en un argumento de L. Halévy que fue estrenada en París en enero de 1938. Ibert aún realizó una experiencia operística más, esta vez para la radio, Barbe-bleue (1943), una opéra-bouffe que fue su último acercamiento al género. Al igual que sus contemporáneos, como Poulenc, Milhaud y Henri Sauguet, Ibert siguió el ejemplo de Chabrier en un intento de reactivarlas virtudes francesas, melodías cortas de gran limpieza, tonalidad clara, texturas transparentes y frescura de inspiración.[89]

Después de la II Guerra Mundial

Finalizada la II Guerra Mundial, las expectativas de la ópera como género eran sombrías: muchos teatros europeos habían quedado destruidos, las compañías se habían dispersado y había escasez de medios y elementos esenciales. Componer nuevas óperas parecía una pérdida de tiempo y durante unos años los compositores escribieron tan solo óperas de cámara, que resultaban baratas de producir, como The Rape of Lucrecia (1946), con préstamos del terso clasicismo de Stravinsky, el estilo neobarroco de Hindemith o las óperas cortas de "Les Six" del París de los años 1920. La técnica dodecafónica se asentó firmemente, particularmente en la música instrumental y componer obras escénicas dodecafónicas acabó por ahuyentar al público y que dejarán de hacerse nuevos encargos.

En este ambiente trabajó Poulenc, sin duda el compositor de ópera de más éxito del grupo de los seis y el que renovó la escena francesa, escribiendo alguna de las pocas óperas posteriores a la guerra que consiguieron una amplia audiencia internacional. Poulenc, a pesar de que llegó tarde al género con la comedia surrealista Les mamelles de Tirésias, una ópera bufa estrenada el 3 de marzo de 1947 en la Opéra-Comique, sobre un libreto de Apollinaire, un drama-surrealista que lleva implícito el mensaje de la necesidad de que nazcan niños en Francia y del estímulo de «la libido» en las mujeres francesas, preocupación nacional que existe en Francia ya desde tiempos de Napoleón. La obra es de una inventiva y creatividad desbordante donde transcurren, vertiginosamente, una serie de escenas fundamentadas todas ellas en el absurdo, con personajes rayando en la locura.

En completo contraste, la mejor ópera de Poulenc, Dialogues de Carmélites (1956), esta vez sobre un libreto de Georges Bernanos y estrenada el 26 de enero de 1957 en la Scala de Milán (en mayo se presentó en París), es un drama de angustia espiritual acerca de la suerte de un grupo de monjas de un convento condenadas a muerte durante la Revolución francesa.[90]​ La obra, de personajes casi exclusivamente femeninos, se resuelve en una serie de escenas de muy corta duración. La belleza del texto desnudo y su profundo sentido religioso, con una fusión perfecta y equilibrada entre música y palabra. Poulenc sigue simplemente, como Debussy, el antiguo principio de Monteverdi: «El estilo recitativo es cuando se habla cantando; el lírico es cuando se canta hablando». Schöenberg describe la obra como «une syphonie pour grand orchestre avec acompangement d'un voix de chant».

Su tercera y última ópera, La voix humaine (1958), una tragedia lírica en un acto para voz de soprano lírica y orquesta, sobre la famosa obra de Jean Cocteau, fue estrenada el 6 de febrero de 1959 en L'Operá Comique de París. La obra es un largo monólogo de cerca de 45 minutos, de gran patetismo, una conversación telefónica de una joven con su amante que la abandona. La angustia, la incertidumbre de la joven, las interrupciones y los silencios mientras el amante habla al otro lado del teléfono, el pensamiento de suicidio, la muerte final, dan una gran fuerza dramática a la obra.

Otro compositor después de la guerra en atraer atención fuera de Francia fue Olivier Messiaen, un hombre como Poulenc devoto católico. El drama religioso de Messiaen, Saint François de Assise (1983) exige enormes fuerzas orquestales y corales y dura más de cuatro horas.[91]​ una obra de proporciones ciclópeas y refinamiento exquisito: San Francisco de Asís, culminación de la vida y obra del compositor; síntesis de sus profundas creencias; el interés permanente por el canto de los pájaros; su brillante color sonoro y la rica densidad del lenguaje musical.

En el último cuarto del siglo XX, la ópera francesa, a pesar de los esfuerzos artísticos y los avances tecnológicos, se tuvo que enfrentar a una gran crisis financiera. Como en la mayor parte de países las compañías francesas están ampliamente subvencionadas por el Estado, so riesgo de desaparecer (salvo en los Estados Unidos, que viven del aporte de fundaciones privadas, empresas comerciales y generosos donantes). Sin embargo, Francia abordó la construcción de nuevos teatros de ópera, en especial la Opéra Bastille de Paris (1989) y la Opéra de Lyon, respondiendo al deseo de perfección acústica y a una estrategia político-cultural determinada que buscaba popularizar el género.

El perfeccionamiento de las técnicas de grabación, que permiten por vez primera una buena escucha de las obras en el domicilio, y el intento de amortización con películas, emisiones televisadas, videos y CD de las grandes producciones, han contribuido a la difusión mediática de la opera, aun así centrada en unas élites cultivadas, aunque cada vez más el género es tenido en cuenta por una burguesía intelectual.

René Leibowitz: tres óperas, La Rumeur de l’espace, Circulaire de minuit inédita, y Les Espagnois a Venise, ópera bufa, estrenada en 1970.

El siglo XXI

La escena operística francesa ha cambiado mucho a finales de siglo, con la apertura del Teatro de la Bastilla. Nuevos compositores como Philippe Manoury, estrenan obras como 60th Parallele (1997), ambientada en un aeropuerto en el que los pasajeros que esperan su avión deben esperar a que remita una tormenta de nieve y estrenada en el Théâtre du Châtelet o K... (2001), sobre El Proceso de Kafka, estrenada en la ópera de la Bastilla.

Uno de los últimos compositores de ópera franceses es Pascal Dusapin (1955), que ya ha logrado estrenar un buen número de obras: Roméo & Juliette (1989), Medea (1993), To Be Sung (1994), Perelà, Uomo di fumo (2003), y Fausto, the Last Night (2006), su última obra, en una noche y once escenas, estrenada curiosamente por la ópera de Lyon. La mejor acogida por la crítica fue Perelà, que con arias de apariencia belcantista de una belleza inexcusable, con estallidos orquestales y el rico timbre del clave, el órgano o la batería de jazz, consigue crear un clima misterioso de gran dramatismo. Y supone un clarísimo hito de la ópera de nuestros días en busca de sí misma. «No intentó reflexionar en particular acerca de la tradición del género ni reformularlo. Lo que me interesa de la ópera es, precisamente, la ópera. Es decir, las pasiones y la posibilidad de la música de reflejar esas pasiones» dice el compositor.[92]

Otro autor que también logra estrenar es Philippe Fénelon, Le chevalier imaginaire (según Cervantes en el Châtelet, 1992), Salammbó (según Flaubert en la l’Opéra National de Paris, 1998) y Les Rois (según Cortazar en la Opéra National de Bordeaux, 2004), Faust (según Lenau en el Teatro del Capitolio de Toulouse, 2007) y la recientemente estrenada Judith (29 de noviembre de 2007).

Los teatros de ópera de Francia
             
Gran Teatro de Burdeos
Ópera de Estrasburgo
Ópera de Marsella
Ópera de Lille
Ópera Garnier de París
Ópera de Lyon (ampliación de Jean Nouvel)
Ópera de La Bastilla (París)

Véase también

Fuentes y referencias

Las fuentes generales utilizadas son las siguientes:

  • The Oxford Illustrated History of Opera ed. Roger Parker (OUP, 1994).
  • The Viking Opera Guide ed. Amanda Holden (Viking, 1993).
  • Opera: A Concise History, Orrey, Leslie y Rodney Milne, World of Art, Thames & Hudson, ISBN 0-500-20247-6.
  • Opera in Paris 1800–1850, Patrick Barbier (edición inglesa, Amadeus Press, 1995).
  • The New Grove French Baroque Masters, ed. Graham Sadler (Grove/Macmillan, 1988).
  • Girdlestone, Cuthbert Jean-Philippe Rameau: His Life and Work (Dover paperback edition, 1969).

Notas:

  1. Orrey pág. 34.
  2. Orrey pág. 45.
  3. Orrey pág. 153.
  4. Orrey pág. 204.
  5. Orrey pág. 154.
  6. Ver Orrey, pág. 216: "A singular destilación de la esencia de Wagner".
  7. Véase el capítulo, «Pelléas et Melissande o el «no man's land» del arte lírico», de Historia de la ópera, de René Leibowitz (1957). Ed. española de Taurus Humanidades, 1990.
  8. Para conocer el funcionamiento del teatro y como eran esas regulaciones y su organización, es muy útil el libro Music and Theatre in France. 1600–1680, de John S. Powell, editado por Oxford University Press en 2000. ISBN 978-0-19-816599-6.
  9. Oxford Illustrated, págs. 33-35.
  10. La nueva sala encargada da la medida de la ambición de Mazarino: entre cuatro y cinco mil plazas, sobresalía por encima del ático y generaba un espacio escénico excepcional, muy profundo, capaz de recibir la más imponente «machinerie» concebible en la época. Esta característica, que dejó estupefactos a los parisinos, explica el nombre de Salle des Machines muy pronto dado al teatro.
  11. Véase el artículo sobre Cavalli en la Viking Opera Guide págs. 189-94.
  12. Se cree que el rey y Lully danzaron al menos en cuarenta ballets juntos. «Rien n'égalera l'intimité, la connivence existant entre Louis XIV et Jean-.Baptiste Lully, le baladin et le bouffon de ses jeunes années, le surintendant et le potentat de la plus belle période du règne», «Lully divertissait infiniment le Roi par sa musique et par la manière dont il l'exécutait lui-même par ses bons mots», escribió Titon du Tillet. Ver artículo «Musique profane et pouvoir politique en France dans la première partie du règne de Louis XIV», de Nathalie Jay (1991). Disponible en línea en:
  13. Op. cit. Powell, pág. 5.
  14. La Comédie-Française fue fundada por letra real de Luis XIV el 21 de octubre de 1680 para fusionar los dos únicas «troupes» parisinas de la época, la compañía del «Hôtel Guénégaud» y la del «Hôtel de Bourgogne». El 25 de agosto, los comediantes ya se habían unido para dar su primer estreno común, en que presentaron Phèdre (Racine) y las Carosses d'Orléans (La Chapelle). El acto real de unión acordó concederles el monopolio de actuar en París, un monopolio que los «Comédiens-français» defenderán con celo a lo largo del XVIII, en especial contra los «Comédiens-italiens».
  15. Al poco, al darse cuenta de su incompetencia en asuntos financieros, la comparten con dos asociados más, el marqués de Sourdéac y Champeron, que no tardaron en estafarles: Cambert huyó a Inglaterra y Perrin fue encarcelado por las deudas contraídas.
  16. La «sala de la botella» del «juego de pelota».
  17. El 8 de abril de 1672, todavía se presentó otra obra de Robert Cambert, Les Peines et les Plaisirs de l'amour, siendo el libretista Gabriel Gilbert. A partir de esta obra, solo se presentarán las obras de Lully.
  18. Para París y «donde él lo juzgue necesario», para él y sus herederos, que por cierto, negociaron ásperamente la cesión del privilegio, en todo o parte, a empresarios de provincia: Pierre Gautier adquirió en 1684 la autorización para abrir una Académie de musique en Marseille, y después, en años siguientes, se abrieron en Lyon, Ruan, Lille y Burdeos
  19. "Lulli, ..., demanda au Roi qu'il lui fit don du droit de faire seul les opéras et d'en avoir tout le profit avec tant de force et tant d'importunité, que le Roi, craignant que de dépit il ne le quittât, dit à M-. Colbert qu'il ne pouvoit pas se passer de cet homme là dans ses divertissements, il falloit lui accorder ce qu'il vouloit, ce qui fut fait dès le lendemain, au grand étonnement de bien des gens, et de moi particulièrement qui sçavois que M. Colbert étoit d'un sentiment tout opposé"
  20. Las óperas con otros libretistas fueron: Psyché y Bellérophon (Thomas Corneille y Bernard Le Bouyer de Fontenelle) y Acis et Galatée y Achille et Polixène (Jean Galbert de Campistron).
  21. Véase Viking Opera Guide pág. 589.
  22. Tras Cadmus et Hermione, fueron las siguientes: Alceste ou le Triomphe d'Alcide (1674), Thésée (1675), Atys (1676), Isis (1677), Psyché (1678), Bellérophon (1679), Proserpine (1680), Persée (1682), Phaéton (1683), Amadis (1684), Roland (1685), Armide (1686), Acis et Galatée (1686) y Achille et Polixène (1687), está última completada por Pascal Collasse.
  23. French Baroque Masters pág. 27.
  24. "To judge of it, it is not enough to see it on paper and read the score; one must have seen the picture on the stage". Girdlestone, pág. 111.
  25. Referencias generales para esta sección se encuentran en el capítulo sobre Lully en French Baroque Masters de James R. Anthony; capítulo "Lulli's Tragédie en musique en Girdlestone, pág. 104ff; y en el artículo sobre Lully en elViking.
  26. Para ejemplos, véase Orrey págs. 38-39 y 46-47.
  27. French Baroque Masters pp. 6-7.
  28. Véase el capítulo sobre Charpentier de H. Wiley Hitchcock en French Baroque Masters pág. 73ff.
  29. Charpentier es el autor de La sintonía de Eurovision, la obertura orquestal de su Te Deum (c. 1690).
  30. Viking pág. 204.
  31. Girdlestone págs. 321-322.
  32. French Baroque Masters pp. 28-29.
  33. Viking pág. 181.
  34. New Grove. Entrada «Opéra-ballet», de James R. Anthony.
  35. Viking pág. 595-96.
  36. French Baroque Masters pág. 265.
  37. French Baroque Masters pág. 266.
  38. Oxford Illustrated pág. 64.
  39. Referencias generales para esta sección: Girdlestone passim; capítulo sobre Rameau de Graham Sadler en The New Grove French Baroque Masters, pág. 207 y ss.
  40. Jean-Jacques Rousseau, en sus Confessions, cuenta de este modo el efecto de la primera representación, delante de la corte, en Fontainebleau, el 18 de octubre de 1752:
    «On ne claque point devant le roi: cela fit qu’on entendit tout ; la pièce et l’auteur y gagnèrent. J’entendis autour de moi un chuchotement de femmes qui me semblaient belles comme des anges et qui s’entre-disaient à demi-voix : — Cela est charmant, cela est ravissant ! Il n’y a pas un son là qui ne parte du cœur. — Le plaisir de donner de l’émotion à tant d’aimables personnes m’émut moi-même jusqu’aux larmes, et je ne pus les contenir au premier duo en remarquant que je n’étais pas seul à pleurer.
    Le lendemain Jélyotte m’écrivit un billet où il me détailla le succès de la pièce et l’engouement où le roi lui-même en était. Toute la journée, me marquait-il, Sa Majesté ne cesse de chanter avec la voix la plus fausse de son royaume :
    J’ai perdu mon serviteur,
    J’ai perdu tout mon bonheur!»
  41. Se conocen como óperas de rescate las obras en que el personaje principal está en cautiverio y es liberado a lo largo de la acción.
  42. Oxford Illustrated pág. 91-94, 114-118; artículo sobre Grétry en Viking.
  43. Viking pág. 846. Las razones por las que se dejó de lado, todavía son inciertas.
  44. Ibid. Akal, pag. 24 y ss.
  45. Girdlestone, en el capítulo «Rameau y Gluck" pág. 551ff.
  46. Viking pág. 371.
  47. Viking págs. 375-76.
  48. Oxford Illustrated págs. 75-77.
  49. 'Oxford Illustrated History of Opera pág. 132.
  50. Oxford Illustrated págs. 122-129.
  51. Véase la grabación de esta ópera de 2006 por Diego Fasolis (Chandos Records).
  52. Bartlet & M. Elizabeth, «Introduction to the edition of Méhul's opera Stratonice» (Pendragon Press, 1997) p. vii.
  53. El Conservatorio de Música fue creado por la Convención Nacional, mediante ley de 3 de agosto de 1795 (16 de termidor del año III). La nueva estructura estaba administrada por un directorio compuesto de Gossec, Méhul y Cherubini, con Bernard Sarrette en el cargo de comisario encargado de la organización. La enseñanza se limitaba a las disciplinas instrumentales, particularmente cuerdas y vientos. En 1800 Sarrette se hizo cargo de la institución, y las enseñanzas del Conservatorio se ampliaron al arte dramático y la danza. Para una historia del conservatorio, ver la obra de Constant Pierre, Le Conservatoire national de musique et de déclamation, documents historiques et recueillis ou reconstitués, Imprimerie nationale, Paris, 1900.
  54. La nueva institución, abolidas las academias reales, tenía como fin «perfectionner les sciences et les arts par les recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères, suivre les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République.» «Loi sur l'organisation de l'instruction publique du 3 brumaire an IV» (10 de octubre de 1795).
  55. El titulo se lo habría dedicado el marques de Condorcet en la La chronique de Paris del 1 de abril de 1793, después de asistir a una representación de Le jeune sage et le vieux fou. David Cairns, Berlioz: the Making of an Artist (André Deutsch, 1989). p. 220; Citado en las notas de Ates Orga del cuadernillo del CD de "Ouvertures" (ASV, 2002).
  56. David Charlton, en la sección sobre Méhul in The Viking Opera Guide, ed. Holden, 1993 pág. 644.
  57. Basil Deane Cherubini (OUP, 1965). Capítulo Uno Passim.
  58. La ópera. Frenando Fraga y Blas Matamoro. Ed. Acento, 1995, pág. 27.
  59. En el estreno de esta obra en el Teatro de la Ópera en 1875 se utilizó por vez primera la iluminación con gas. «Histoire des spectacles», Encyclopédie de la Pléïade, p. 943. Por cierto, antes de eso, las pausas entre los actos en la ópera daba tiempo para permitir la sustitución de las velas de los candelabros. Véase en: [2].
  60. Ópera. (Traducción española de Opera-Komponisten, Weke, Interpreten). Editado por András batta, Editorial Konemann, 2000, pág. 64.
  61. Oxford Illustrated pp. 135-137.
  62. Barbier, págs. 188-93.
  63. Una representación de esta ópera celebrada en Bruselas el 25 de agosto de 1830, dio la señal de la Revolución belga y provocó la declaración de independencia de la nación. La Musique romantique, de Alfred Einstein. Paris, Gallimard, 1959. p. 147.
  64. Frédéric Robert, La Musique française au XIXe siècle. 3ª éd. Paris, Presses Universitaires de France, 1991. Collection Que sais-je?, p. 37.
  65. Oxford Illustrated, págs. 138-150.
  66. La obra fue adaptada al italiano, con una traducción del libreto de Achille de Lauzieres y Angelo Zanardini. Fue reducida a cuatro actos y estrenada en La Scala de Milán el 10 de enero de 1884. Dos años más tarde Verdi decidió escribir una tercera versión, rescatando el primer acto y suprimiendo otras partes —como el ballet obligado en una ópera francesa—. Esta versión se estrenó en Módena el 26 de diciembre de 1886, y es la que se ha venido representando con más frecuencia.
  67. Viking pág. 92.
  68. "If only I could live till I am a hundred and forty, my life would become decidedly interesting". David Cairns Berlioz (Volume 1, André Deutsch, 1989; Volume 2, Allen Lane, 1999). Vol. 1 pág. 14.
  69. Op. cit. Ópera. András Batta, Editorial Konemann, 2000, pág. 430.
  70. Oxford Illustrated págs. 156-163.
  71. Leibowitz, «Carmen o la ópera por excelencia». pág. 239 y ss.
  72. La conocida anécdota de Bernard Shaw ilustra bien esto, ya que para él una ópera era la «historia de una soprano y un tenor que quiere acostarse juntos y de un barítono que se lo impide». Ibid Leibowitz, pág. 242.
  73. Ibid, Leibovitz, pág. 255.
  74. Véase Le théâtre, libro del propio Charles Garnier, editado por Hachette en París en 1871.
  75. El arquitecto de la obra, Charles Garnier, habría sido invitado (las fuentes divergen en este punto), aunque debió de abonar su asiento en el segundo palco. Este incidente, particularmente lamentable y muy satirizado por la prensa de la época –«une administration faisant payer à l’architecte le droit d’assister à l’inauguration de son propre monument!»–, expresaba el rechazo de los nuevos gobernantes hacia los que, de cerca o lejos, habían servido al emperador caído, además de la habitual ingratitud de los poderosos hacia los artistas.
  76. Donald Brook: Five Great French Composers: Berlioz, Cesar Franck, Saint-Saëns, Debussy, Ravel; Their Lives. Barrie & Jentkins, 1947.
  77. Oxford Illustrated págs. 164-68.
  78. Oxford Illustrated págs. 164-66.
  79. El incendio, que duró 27 horas, aconteció en la noche del 28 al 29 de octubre de 1873, destruyó totalmente el edificio situado en la rue Lepetier, en que desde 1820 estaba el Théâtre National de l’Opéra.
  80. Debussy, de Paul Holmes (Omnibus Press, 1990). págs. 56-68.
  81. Ver entrada en el New Grove, de Jean-Michel Nectoux.
  82. Ver entrada en el new Grove, de Jean-Michel Nectoux.ref>Ver entrada en el New Grove, de Jean-Michel Nectoux.
  83. Ver sus artículos «La musique et la littérature» (1892), «L'interprétation du drame lyrique» (1894), «Poèmes et libretti» (1895) y «Le nouveau lyrisme» (1903).
  84. «The planned working-out of a symphonically conceived opera score leads involuntarily to autonomous musical forms, which are nonetheless intimately linked to the stage». Citado en la entrada de Paul Dukas del New Grove, de Manuela Schwartz (con G. W. Hopkins)
  85. Oxford Illustrated págs. 285, 311-312.
  86. Viking págs. 667-68.
  87. New Grove, entrada del compositor, por Geoffrey K. Spratt.
  88. Viking pág. 488. Es digno de notar que Honegger tenía más simpatía por la música de Alemania que los otros miembros de "Les Six".
  89. New Grove. Entrada de Ibert, de Alexandra Laederich.
  90. Viking págs. 792-95.
  91. Viking págs. 654-56.
  92. Declaraciones a Diego Fischerman, en Página/12, Viernes, 28 de octubre de 2005.

Bibliografía

Sobre la ópera francesa existe una ingente bibliografía, obviamente en su mayoría en francés, aunque hay mucha en inglés, y bastante menos en español.

  • Obras generales sobre la ópera:
  • 1869 - Dictionnaire lyrique, ou Histoire des opéras: contenant l'analyse et la nomenclature de tous les opéras, opéras-comiques, opérettes et drames lyriques représentés en France et à l'étranger depuis l'origine de ces genres d'ouvrages jusqu'à nos jours. Félix Clément y Pierre Larousse. Ed. revisada. Paris, Bibliothèque des Introuvables, 1999. XVI-1293 p. Collection Opéra et art lyrique. ISBN 2-84575-000-5.
  • 1948 - Cent opéras célèbres: analyse du livret et de la partition. Jean Chantavoine. Paris, Plon, 1948. 525 p.
  • 1990 - L’Opéra et l’opéra-comique. Frédéric Robert. 2e éd. Paris, Presses Universitaires de France, 1990. 127 p. Collection Que sais-je?; 278. ISBN 2-13-043617-X.
  • 1991 - L'Opéra et l'opéra comique. René Dumesnil. 4ª éd. Paris: Presses Universitaires de France, 1981. 128 p. Collection Que sais-je?; 278. ISBN 2-13-033967-0.
  • 1991 - Tout l’opéra: de Monteverdi à nos jours. Gustave KOBBÉ. Paris, Robert Laffont, 1991. III-1189 p. Collection Bouquins. ISBN 2-221-07131-X.
  • 1992 - The New Grove Dictionary of Opera. Stanley Sadie (Ed.) Londres, Macmillan, 1992. XL-1296, XX-1315, XX-1371, XX-1342 p. ISBN 0-333-48552-1.
  • 1995 - Guide de l’opéra. Harold D. Rosenthal. Ed. revisada. Paris, Fayard, 1995. 968 p. Collection Les Indispensables de la musique. ISBN 2-213-59567-4.
  • 1998 - Dictionnaire de la musique vocale lyrique, religieuse et profane. Marc Honegger y Paul Prévost. Paris, Larousse-Bordas, 1998. 816 p. ISBN 2-03-511336-9.
  • Sobre la ópera italiana en Francia:
  • 2006 - Histoire de l'opéra italien en France (1725-1815): Héros et Héroïnes d'un roman théâtral. Paris, CNRS Éditions, 2006. Colección: «Sciences de la musique - Séries Études».
  • Sobre la ópera en Francia en el siglo XIX:
  • 1833 - Le Balcon de l'opéra. Joseph-Louis d'Ortigue. Paris, Librairie Renduel, 1833. XV-414 p.
  • 1925 - Cinquante ans de musique française de 1874 à 1925. Volume I, L’Opéra, l’opéra-comique, l’opérette. L. Rohozinski (Dir.). Paris, Les Editions musicales de la Librairie de France, 1925. XVI-395 p.
  • 1926 - Notes d'un amateur de musique. Gérard de Nerval. Paris, Les Cahiers de Paris, 1926. 108 p. Collection Les Cahiers de Paris; 2e série: 1.
  • 1963 - Le Théâtre lyrique en France au déclin du XIXe siècle. In Histoire de la Musique. Volume II, Du XVIIIe siècle à nos jours. René Dumesnil, dir. Roland-Manuel. Paris, Gallimard, 1963. XI-1878 p. Collection Encyclopédie de la Pléiade. ISBN 2-07-010404-4. p. 766-779.
  • 1963 - L’Opéra en France à l’époque romantique. In Histoire de la Musique. Volume II, Du XVIIIe siècle à nos jours. René Dumesnil, dir. Roland-Manuel. Paris: Gallimard, 1963. XI-1878 p. Collection Encyclopédie de la Pléiade. ISBN 2-07-010404-4. p. 403-424.
  • 1984 - Histoire de l'opéra en France. Francis Claudon, et al. Paris, Nathan, 1984. 191 p. Collection Beaux livres. ISSN 0757-8962. ISBN 2-09-297612-5.
  • 1990 - The Paris Opéra: an encyclopedia of operas, ballets, composers, and performers: Growth and grandeur, 1815-1914. Spire Pitou. Londres, Greenwood Press, 1990. XXIV-1553 p. ISBN 0-313-26218-7; 0-313-27782-6; 0-313-27783-4. [Volume 1, A-L; Volume 2, M-Z].
  • 1990 - Le Nouvel opéra. Charles Nuitter. Béziers, Société de musicologie de Languedoc, 1990. 257 p. ISBN 2-905400-74-9.
  • 1996 - D'un opéra à l'autre: hommage à Jean Mongrédien. Jean Gribenski, et al. Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1996. 441 p. ISBN 2-84050-063-9.
  • 1998 - Le Théâtre lyrique en France au XIXe siècle. Paul Prévost. Metz, La Serpenoise, 1995. VIII-356 p. Collection La Lyre moderne. ISBN 2-87692-193-6.
  • Sobre la «opéra comique»:
  • 1914 - Les Créateurs de l’Opéra-comique français. Georges Cucuel. Paris, Alcan, 1914. 243 p. Collection Les Maîtres de la musique.
  • 1925 - L'Opéra-comique connu et inconnu: son histoire depuis l'origine jusqu'à nos jours. Émile Genest. Paris, Fischbacher, 1925. 351 p.
  • 1949 - L’Opéra comique. Martin Cooper. Nueva York, Chanticleer Press, 1949. 70 p. Collection The World of music, 7.
  • 1983 - Histoire de l’Opéra-Comique. Jean Gourret. Paris, Albatros, 1983. 303 p.
  • 1995 - Dictionnaire de l’opéra comique français. Francis Claudon, (Dir.). Paris, P. Lang, 1995. 531 p. ISBN 3-906753-42-5.
  • 1998 - L’Opéra Comique. Michel Parouty. Paris, Asa Editions, 1998. 136 p. ISBN 2-911589-40-8.
  • 2001 - Le Théâtre de l'Opéra-Comique sous la Restauration: enquête autour d'un genre moyen. Olivier Bara. Hildesheim, G. Olms, 2001. 630 p. ISBN 3-487-11273-6.
  • Sobre la opereta:
  • 1968 - Le Déclin de l’opérette. In Histoire de la Musique. Volume II, Du XVIIIe siècle à nos jours. René Dumesnil. dir. Roland-Manuel. Paris, Gallimard, 1963. XI-1878 p. Collection Encyclopédie de la Pléiade. ISBN 2-07-010404-4. p. 1408-1417.
  • 1974 - Histoire de l’opérette en France, 1855 à 1965. Florian Bruyas. Lyon, Emmanuel Vitte, 1974. 693 p.
  • 1974 - L’Opérette. José Bruyr. 2ª éd. Paris, Presses Universitaires de France, 1974. 126 p. Collection Que sais-je ? ; 1006.
  • 1992 - Histoire de l’opérette. Claude Dufresne. Paris, Nathan, 1981. 175 p. ISBN 2-09-284567-5.

Enlaces externos

  • Generales:
  • Uno de los sitios más interesantes sobre los espectáculos escénicos antes de la Revolución, con muy buen información, en francés e inglés, es el de CÉSAR («Calendrier éléctronique des spectacles sous l'ancient régime et sous la révolution»), en: https://archive.is/20120724145635/http://www.cesar.org.uk/.
  • Otro sitio sobre los espectáculos escénicos del Antiguo Régimen, ordenados cronológicamente, en el «Calendrier des spectacles sous l'Ancien Régime» (1601-1774), en: .
  • Sitio general sobre la ópera, con datos sobre compositores, libretistas y lugares de estreno, en «OperaGlass», en: http://opera.stanford.edu/main.html.
  • Un sitio sobre la ópera francesa de Luis XIV a Luis XV en «Ars Musica», en: http://ahbon.free.fr/Ars_Musica.html.
  • Sobre la ópera barroca, «Le magazine de l'opéra baroque», en: http://www.operabaroque.com/.
  • Libretos del siglo XVII y XVIII en «Baroque libretto», en: http://baroquelibretto.free.fr/.
  • Sobre compositores franceses de ópera:


  •   Datos: Q662073
  •   Multimedia: French-language operas

Ópera, francesa, ópera, francesa, arte, ópera, cantada, francés, desarrolla, francia, francia, tiene, tradiciones, operísticas, más, importantes, europa, obras, compositores, nacionales, talla, rameau, berlioz, gounod, bizet, massenet, debussy, ravel, poulenc,. La opera francesa es el arte de la opera cantada en frances y que se desarrolla en Francia Francia tiene una de las tradiciones operisticas mas importantes de Europa con obras de compositores nacionales de la talla de Rameau Berlioz Gounod Bizet Massenet Debussy Ravel Poulenc y Messiaen ademas de aportaciones de muchos compositores extranjeros como Lully Gluck Salieri Cherubini Spontini Meyerbeer Rossini Donizetti Verdi y Offenbach La Comedie Francaise durante el siglo XVIII El genero operistico frances se inicio en la corte del rey Luis XIV con la obra de Jean Baptiste Lully de origen italiano Cadmus et Hermione 1673 Lully y su libretista Quinault crearon la tragedie en musique una forma escenica en la que el ballet aficion favorita de la corte francesa y la escritura coral tenian un papel especialmente destacado 1 El sucesor mas importante de Lully fue Jean Philippe Rameau y a su muerte tomo el relevo el aleman Gluck que produjo en la decada de 1770 una serie de seis operas para la escena parisina que renovaron por completo el genero Al tiempo a mediados del siglo XVIII otro genero operistico iba ganando popularidad en Francia la opera comique en el que las arias alternaban con el dialogo hablado 2 En la decada de 1820 la influencia de Gluck en Francia dio paso a un nuevo gusto por las operas de Rossini y una obra suya Guillaume Tell ayudo a fundar otro nuevo genero conocido como grand opera cuyo exponente mas destacado fue Giacomo Meyerbeer 3 Otro genero mas de tono mas ligero el de la opera comique tambien gozo de gran exito en manos de Boieldieu Auber Herold y Adam En este clima surgieron las operas de Hector Berlioz que lucharon sin conseguirlo por obtener el exito del publico su obra maestra epica Les Troyens la culminacion de la tradicion gluckiana no tuvo una representacion adecuada hasta casi cien anos despues de ser escrita En la segunda mitad del siglo XIX Jacques Offenbach domino otro nuevo genero la opereta con obras ingeniosas y cinicas como Orphee aux enfers 4 Charles Gounod tuvo un gran exito con Faust 5 y Georges Bizet compuso Carmen probablemente la opera francesa mas famosa de todos los tiempos Al mismo tiempo la influencia de Richard Wagner se considero un desafio a la tradicion francesa Tal vez la respuesta mas interesante a la influencia wagneriana fue la singular obra maestra operistica de Claude Debussy Pelleas et Melisande 1902 6 considerada un autentico no man s land del arte lirico 7 En el siglo XX ya no hay operistas franceses y la opera aparece en el opus de los diferentes compositores como un hecho aislado sin continuidad Un compositor una o dos operas aunque eso si firmadas por autores de la talla musical de Ravel Poulenc o Messiaen Indice 1 La epoca barroca 1 1 Primeras operas en Francia 1 2 El nacimiento de la opera francesa Lully 1 3 Los sucesores de Lully 1 4 Campra y la opera ballet 1 5 La renovacion del genero Rameau 2 La epoca clasicista 2 1 El desarrollo de la opera comique 2 2 Gluck en Paris 3 La epoca romantica 3 1 De la Revolucion a Rossini 3 2 Rossini en Paris opera historica 3 3 La epoca dorada de la Grand opera 1830 1850 3 4 Hector Berlioz 3 5 Segunda mitad del XIX Offenbach y la opereta 3 6 Gounod y Bizet 3 7 El nuevo Palais Garnier ultimo cuarto del XIX 3 8 Wagnerianismo frances y declive de la grand opera 4 El siglo XX 4 1 Debussy Pelleas et Melisande 4 2 Hasta la I Guerra Mundial 4 3 La crisis de entreguerras 4 4 Despues de la II Guerra Mundial 5 El siglo XXI 6 Vease tambien 7 Fuentes y referencias 8 Bibliografia 9 Enlaces externosLa epoca barroca EditarPrimeras operas en Francia Editar El rey Sol Luis XIV en el Ballet de la Nuit 1653 El genero operistico habia comenzado en Italia a principios del siglo XVII En un primer momento 1600 1635 surgio como evolucion de las obras de entretenimiento cortesano que se montaban en los palacios aristocraticos de Florencia Mantua y Roma estrechamente vinculadas a las tradiciones renacentistas Luego surgieron los drammas per musica o favolas in musica 1637 1680 en que se dio mas importancia al argumento lo que supuso la aparicion de los libretos tal como hoy se conocen a mitad del siglo En Venecia en 1637 surgio la idea de realizar una temporada de opera de asistencia libre abierta al publico que asi la sufragaba con la venta de abonos y se inauguro entonces el primer teatro publico de opera del mundo el San Cassiano En una tercera fase 1650 1690 solapada con la segunda la opera se difundio por toda Italia y cruzo los Alpes y el dramma per musica se adapto localmente a las condiciones politicas y sociales y sus obras fueron representadas tanto en teatros publicos como privados Las operas italianas debian ganarse el favor popular y eso le daba gran dinamismo al genero Sin embargo en Francia los espectaculos teatrales estaban sometidos a importantes regulaciones y dependian en ultimo termino del favor real y sera una decision real la que decidira el nacimiento de la opera francesa 8 Las primeras representaciones de opera que se organizaron en Francia fueron obras importadas de Italia promovidas por el cardenal Mazarino regente del joven rey Luis XIV en su intento de italianizar la corte francesa En 1645 la pastoral La finta pazza de Francesco Sacrati fue la primera opera presentada en Paris y le siguio Orfeo 1647 de Luigi Rossi una opera escrita expresamente para tal ocasion La gran impopularidad del cardenal entre la aristocracia y muchos sectores de la sociedad francesa fue una de las causas de que el publico les dispensara una tibia recepcion aunque tambien habia consideraciones musicales en el rechazo la corte francesa estaba muy acostumbrada a un tipo de espectaculo musical ya muy establecido el conocido ballet de Cour o ballet cortesano que incluia elementos cantados y danzados en un acontecimiento de gran esplendor y lujo 9 En 1659 Mazarino llamo a Paris a Francesco Cavalli y le encargo una opera Ercole amante que seria presentada en los festejos nupciales del joven rey que el habia concertado con el rey Felipe IV de Espana en un teatro expresamente construido para la ocasion en las Tullerias a cargo del arquitecto escenografo y especialista en maquinaria Gaspare Vigarani un italiano en ese momento al servicio del duque de Mantua 10 La inauguracion del teatro se retraso y en la boda de Luis XIV y Maria Teresa de Austria el 22 de noviembre de 1660 Cavalli presento en la galeria superior del Louvre una obra que no requeria nada de maquinaria Xerxe estrenada ya en Italia en 1654 sustituyendo el antinatural castrato del original italiano por un baritono y dando entrada a algunos ballets compuestos por Lully que nada tenian que ver con la accion En 1662 Cavalli ya muerto Mazarino pudo presentar por fin su obra Ercole amante expresamente pensada para la corte francesa y en la que hizo grandes concesiones al gusto frances anadio un prologo y un epilogo laudatorios para el monarca e introdujo varios ballets con papeles que fueron bailados por el propio rey Luis Pluton Marte y el Sol Pero ni aun asi logro obtener el triunfo el principal compositor italiano de la epoca y los numeros de ballet una vez mas tuvieron mas exito que la propia obra 11 La perspectiva de que la opera en Francia floreciese parecia remota Sin embargo paradojicamente seria otro compositor italiano ya establecido en Francia y muy cercano al rey el que sentaria las bases para la creacion de una duradera tradicion operistica francesa El nacimiento de la opera francesa Lully Editar Jean Baptiste Lully el padre de la opera francesa Articulo principal Jean Baptiste Lully Jean Baptiste Lully 1632 1687 florentino era el musico favorito de Luis XIV que desde 1661 a la muerte de Mazarino habia asumido el pleno poder real y tenia la intencion de remodelar la cultura francesa a su imagen y hacer de ella un simbolo politico en el que los grandes espectaculos tendrian un lugar central Cavalli regreso a Italia y los musicos italianos fueron apartados gradualmente Lully al igual que Luis XIV era un excelente bailarin y se habia ganado el favor real danzando y componiendo musica para algunos ballets en los que ambos habian bailado juntos 12 Lully tenia un seguro instinto para saber exactamente lo que satisfaria el gusto de su soberano y del publico cortesano en general y ya habia compuesto bastante musica para esos espectaculos extravagantes que tanto gustaban en la corte En 1658 la compania de teatro de Moliere habia regresado a Paris y con ella se inauguraba una era de esplendor de la escena teatral 1658 1669 con muchas representaciones con y sin musica en los tres teatros parisinos Hotel de Bourgogne Theatre du Marais y Theatre du Palais Royal 13 14 Lully conocio a Moliere y compuso para el la musica de varias comedies ballet Les facheux 1661 Le Mariage force 1664 Georges Dandin 1668 Monsieur de Pourceaugnac 1669 Les Amants magnifiques 1670 y Le Bourgeois gentilhomme 1670 obras que gozaron de gran exito popular y a las que asistieron muchos personajes de la corte Carta patente de la Academie Royale de Danse El rey empezaba a tener dificultades fisicas para bailar en 1671 abandono definitivamente la escena y poco a poco sus preferencias fueron cambiando hacia otro tipo de espectaculos al punto de no subvencionar mas ballets A instancias de su ministro Jean Baptiste Colbert y a imagen de la Academie Royale de Danse creada en 1661 el rey creo por decreto de 28 de junio de 1669 la Academie Royale de Musique con la tarea de difundir la musica de escena francesa al publico no solamente en Paris sino tambien en todas las ciudades del reino Los primeros beneficiarios de la licencia real por un periodo de 12 anos fueron el poeta y libretista Pierre Perrin y el musico Robert Cambert 15 La obra escenica Pomone fue presentada el 19 de marzo de 1671 y por ello se considera a veces la primera opera francesa al igual que la Salle de la Bouteille del Jeu de paume de la rue Mazarine 16 tambien se considera el primer teatro publico frances de opera Encarcelado Perrin por las deudas contraidas Lully intercedio por el ante el rey que le libero a cambio de que cederia su privilegio a Lully en 1672 17 Al ano siguiente 1673 Lully logro ampliar la licencia real 18 y tambien obtuvo el favor de poder negar la autorizacion de representaciones teatrales que incluyeran musica con mas de dos voces cantadas o seis violines Lulli demanda al Rey el don del derecho de hacer solo las operas y de obtener de ello todo el provecho con tanta fuerza y tanta inoportunidad que el Rey temeroso que de despecharle le abandonaria dijo a M Colbert que no podia pasar sin ese hombre en sus divertissements era necesario acordar lo que el queria lo que hizo al dia siguiente con gran asombro de mucha gente y mia particularmente que scavois que M Colbert tenia un sentimiento totalmente opuesto Testimonio que Charles Perrault recogio en sus Memoires de ma vie 19 Desde ese mismo ano y durante casi un siglo la Academie Royale de Musique tendra su sede en el Palais Royal y pese a los intentos de promover la opera en provincias la historia de la opera francesa estara ligada a esta institucion parisina al punto de que al poco tiempo se tomo el habito de referirse a la Academie simplemente como l Opera Moliere con quien colaboro Lully en cinco comedies ballet entre 1661 y 1670 Moliere y Lully en su ultima colaboracion habian peleado amargamente y el compositor encontro un nuevo y mas flexible colaborador en Philippe Quinault que escribira todos los libretos de sus siguientes obras ya plenamente operas salvo tres 20 El 27 de abril de 1673 en Paris se presento la primera opera de Lully Cadmus et Hermione que es considerada a veces como la primera opera francesa en toda la extension del termino 21 Se trata de un trabajo en un nuevo genero que sus creadores Lully y Quinault bautizaron como tragedie en musique mas adelante tragedie lyrique una nueva forma de opera especialmente adaptada al gusto frances Lully va a producir tragedies en musique hasta su muerte en 1687 a razon de una por ano 22 lo que constituiria la piedra angular de la tradicion operistica francesa durante casi un siglo Como su nombre refleja la tragedia musical estaba inspirada en la tragedia clasica francesa definitivamente establecida por Corneille y Racine Lully y Quinault remplazaron las confusas representaciones barrocas tan queridas por los italianos por una estructura en cinco actos claramente establecida en la que dioses y personajes mitologicos Cadmus Isis Atys Bellerophon Teseo Psyche y heroes caballerescos Roland Amadis y Armide seran los protagonistas Cada uno de los cinco actos en general seguia un patron regular un aria en la que uno de los protagonistas expresaba sus sentimientos interiores era seguida por un recitativo que hacia progresar la accion y en el que podian incluirse arias cortas petites aires El acto final terminaba con un divertissement la caracteristica mas notable de la opera barroca francesa que permitia al compositor satisfacer el gusto del publico y del rey por la danza los grandes coros y los magnificos espectaculos visuales El recitativo fue moldeado y adaptado a los ritmos singulares de la lengua francesa lo que fue a menudo objeto de especial elogio por la critica como en el famoso ejemplo del Acto Segundo de Armide En las operas principales los cinco actos estaban precedidas por un prologo alegorico una caracteristica que Lully tomo prestada de los italianos que generalmente se utilizaba para cantar las alabanzas de Luis XIV De hecho toda la opera estaba a menudo tenida por una ligera adulacion del monarca frances que era representado por nobles heroes extraidos de los mitos clasicos o de los romances medievales La tragedie en musique se consolido como una forma en que todas las artes no solo la musica desempenaban un papel crucial los versos de Quinault combinaban con el diseno de la escena de Carlo Vigarani o Jean Berain y las coreografias de Pierre Beauchamp y Olivet asi como con elaborados efectos de escena que seran conocidos como machinerie maquinaria 23 Melchior Grimm un hombre de letras aleman que anos mas tarde sera uno de los grandes detractores del genero se vio obligado a admitir que para juzgar esto no es suficiente verlo en el papel y leer la partitura uno deberia haber visto el grabado de la escena 24 25 Veanse tambien Ballet de Cour Comedie ballet Jean Baptiste Lullyy Cronologia de la opera francesa 1671 1781 Los sucesores de Lully Editar Representacion de Alceste Versalles 4 de julio de 1674 Grabado de Jean Lepautre 1676 La opera francesa quedo establecida en ese momento como un genero Aunque influenciadas por los modelos italianos las tragedies en musique cada vez se desviaban mas de la forma dominante entonces en Italia la opera seria al publico frances no le gustaban los castrati cantantes muy populares en el resto de Europa y preferian que los heroes masculinos fueran cantados por el haute contre una particular voz aguda de tenor el recitativo dramatico que era el centro de la opera lullyana en Italia habia reducido su papel hasta ser casi marginal en una forma conocida como recitativo secco en que la voz se acompanaba solo por el continuo por ultimo los coros y las danzas que eran una de las caracteristicas importantes de las obras francesas no desempenaban tampoco papel alguno en la opera seria Argumentos sobre los meritos respectivos de la musica francesa e italiana dominaran las criticas de todo el siglo siguiente 26 hasta la llegada de Gluck a Paris en que se fundiran ambas tradiciones en una nueva sintesis Respetar las unidades aristotelicas de accion tiempo y lugar siguiendo a Nicolas Boileau y otros criticos preservar la liaisons de scenes continudidad de las escenas el gusto por delegar en la aparicion de mensajeros los relatos sobre sucesos tragicos y el hacer uso del coro tanto como comentarista de la accion principal como participante y parte del decorado son otros de los rasgos principales de la opera francesa La verosimilitud era otra condicion muy querida de las obras francesas que se conseguia mediante la dependencia de la accion del recitativo ordinario y breve y con la escritura de arias silabicas para los dialogos lo que permitia una expresion natural y una buena declamacion del texto A veces se reservaban importante arias con acompanamiento orquestal para expresar sentimientos interiores mediante soliloquios El contraste musical y la opulencia la prestaban los movimientos instrumentales los varios tipos de escenas convencionales los ballets y por supuesto los divertissements todo ademas potenciado por la reconocida destreza orquestadora de Lully y las maravillas visuales que proporcionaba el escenografo Carlo Vigarani Una larga temporada 49 semanas frecuentes representaciones al menos tres a la semana constantes obras nuevas y repeticiones de las antiguas durante un periodo de mas de 15 anos aseguraron la continuidad de la tragedie in musique mucho mas alla de la muerte de Lully en 1687 La publicacion de sus obras a partir de 1679 establecio un repertorio nacional y una tradicion permanente Sus sucesores Pascal Collasse Henry Desmarets Andre Campra Andre Cardinal Destouches y Marin Marais propiciaran la consolidacion de sus obras para atraer publico a la opera Marc Antoine Charpentier Lully no se habia garantizado la supremacia como principal compositor frances de opera solo mediante su talento musical De hecho hizo uso de su amistad con el rey Luis XIV para lograr un monopolio virtual en las representaciones publicas de musica escenica reservandose para si las grandes operas ya que la autorizacion de la Academie impedia representar obras sin su consentimiento 27 Asi como el resto de las Academies Academie Francaise y academias de pintura y arquitectura supusieron el florecimiento de centros de debate y creacion para sus respectivas artes la Academie Royale de Musique y la Academie Royale de Danse solo sirvieron para garantizar la representacion de las obras escenicas de Lully y solo tras su muerte en 1687 otros compositores de opera pudieron salir de su sombra El mas notable probablemente sea Marc Antoine Charpentier 1643 1704 28 29 que curiosamente tambien habia sustituido a Lully como colaborador de Moliere tras su enfrentamiento Charpentier habia logrado estrenar pequenas operas Les Amours d Acis et de Galatee 1678 Les Arts florissants 1685 La Descente d Orphee aux Enfers 1687 David et Jonathas 1688 Le Jugement de Paris 1690 y Philomele 1694 antes de estrenar en 1693 y en la Academie Royale de Musique una verdadera tragedie en musique Medee Conto como libretista con Thomas Corneille el hermano menor del gran Corneille y ambos dieron lo mejor de si en esta obra considerada su obra maestra y que tuvo una acogida muy buena pese a ser muy cuestionada por los lullystas consternados por la inclusion de nuevo de elementos italianos en particular las ricas y disonantes armonias que el compositor habria aprendido en Roma de su maestro Giacomo Carissimi y que con el tiempo ha llegado a ser considerada como posiblemente la mejor opera francesa del siglo XVII 30 Otros compositores que tambien compusieron tragedies en musique en los anos que siguieron a la muerte de Lully fueron Marin Marais 1656 1728 Alcide 1693 Ariane et Bacchus 1696 Alcyone 1706 y Semele 1709 Andre Cardinal Destouches 1672 1749 Amadis de Grece 1699 Omphale 1701 Callirhoe 1712 y Telemaque 1714 y Andre Campra Hesione 1700 Tancrede 1702 Alcine 1705 e Idomenee 1712 Campra y la opera ballet Editar Articulo principal Andre Campra Campra entre Lully y Rameau fue el creador de la opera ballet Andre Campra tambien fue el inventor de un nuevo genero operistico de tono mas ligero el de la opera ballet 31 que como su nombre ya avanza tiene mas musica de danza que la tragedie en musique Los argumentos en general eran mucho menos elevados y las tramas no derivaban necesariamente de la mitologia clasica e incluso se permitian algunos elementos comicos elementos que Lully habia excluido de la tragedie en musique despues de Thesee 1675 32 Ademas de Campra algunos seguidores como Jean Joseph Mouret 1682 1738 y Monteclair 1667 1737 tambien practicaron este nuevo genero La opera ballet consistia en un prologo seguido de una serie libre de actos tambien conocidos como entrees entradas a menudo vagamente agrupados alrededor de un tema unico Los actos individuales tambien podian ser representados de forma independiente en cuyo caso se conocian como acte de ballet El primer trabajo de Campra en esta nueva forma L Europe galante 1697 fue un verdadero exito y es un buen ejemplo del genero cada uno de los cuatro actos se ambienta en un pais europeo diferente Francia Espana Italia y Turquia y los papeles protagonistas los desempenan personas de la burguesia 33 Este temprano exito le garantizo el seguir estrenando nuevas obras en la Academie hasta 17 siendo las mas destacadas Venus Feste galante 1698 Le carnaval de Venise 1699 Les muses 1703 Iphigenie en Tauride 1704 Les sauvages 1729 y Achille et Deidamie 1735 La principal contribucion de la opera ballet fue la introduccion en la escena de personajes de carne y hueso con caracteres reconocibles de la epoca nobles campesinos alcaldes elegantes senoras y sus amorosos confidentes sustituyeron a las figuras mitologicas y alegoricas de los primeros ballets y tragedies en musique Campra situo Les fetes venitiennes 1710 en el Palacio Grimani de Venecia y Les ages rivaux en Hamburgo Mouret eligio Marsella para Les fetes ou Le triomphe de Thalie 1714 Esta ultima obra es ademas la primera opera en la que las interpretes femeninas son mujeres habillees a la francoise vestidas a la francesa como indica el libreto y en la entree La Provencale anadida en 1722 Mouret tambien presento trajes locales instrumentos musicales locales y melodias populares meridionales cantadas en el dialecto provenzal 34 La opera ballet siguio siendo una forma tremendamente popular durante el resto del periodo barroco Otro genero popular en esa epoca fue la pastorale heroique de la que el primer ejemplo fue la ultima opera terminada de Lully Acis et Galatee 1686 35 La pastorale heroique por lo general se basaba en temas clasicos asociados con la poesia pastoral y se representaba en tres actos en lugar de los cinco de la tragedie en musique 36 Ademas en esa epoca otros compositores experimentaban nuevas formas y escribieron las primeras operas comiques francesas siendo un buen ejemplo otra obra de Mouret Les amours de Ragonde 1714 que con sus personajes populares Colin y Colette y sus dialogos era una parodia de las grandes obras de Lully 37 Veanse tambien Opera ballety Pastorale heroique La renovacion del genero Rameau Editar Articulo principal Jean Philippe Rameau Jean Philippe Rameau el gran protagonista de la opera francesa del siglo XVIII Jean Philippe Rameau 1683 1764 es el mas importante compositor de opera aparecido en Francia despues de Lully 38 Fue tambien una figura muy controvertida y sus operas fueron objeto de ataques tanto de los defensores de la tradicion lullysta francesa como de los partidarios de la musica italiana Rameau tenia casi cincuenta anos cuando compuso su primera opera Hippolyte et Aricie 1733 Hasta ese momento su reputacion habia descansado principalmente en sus obras sobre la teoria de la musica Hippolyte provoco un inmediato revuelo Algunos asistentes al estreno como el propio Campra se mostraron sacudidos por su increible riqueza inventiva Otros dirigidos por los partidarios de Lully encontraron desconcertante el empleo de armonias inusuales y disonancias y reaccionaron con horror Esa disputa que dio lugar a lo que se conoce como Querella de lullystas y ramistas continuo causando estragos el resto de la decada Rameau hizo poco por crear nuevos generos aunque en vez de ello acepto las formas existentes renovandolas con el uso de un lenguaje musical de gran originalidad Fue un prolifico compositor escribiendo cinco tragedies en musique seis operas ballet numerosas pastorales heroiques y actes de ballet asi como dos operas comiques y a menudo la revision de sus propias obras varias veces hizo que tuvieran poco que ver con las versiones originales En 1745 Rameau habia ganado aceptacion como compositor oficial de la corte pero una nueva controversia estallo en la decada de 1750 Esta fue la llamada Querelle des Bouffons en la que los partidarios de la opera italiana como el filosofo y musico Jean Jacques Rousseau acusaron a Rameau de estar pasado de moda de ser una figura establecida Los anti nacionalistas como se les conocia a veces rechazaron el estilo de Rameau que a su juicio era demasiado precioso y demasiado distanciado de la expresion emocional en favor de lo que vieron como la simplicidad y la naturalidad de la opera buffa italiana de la que la mejor expresion era la opera de Pergolesi La serva padrona 1733 Sus argumentos ejerceran una gran influencia sobre la opera francesa en la segunda mitad del siglo XVIII especialmente en el genero emergente conocido como opera comique 39 Veanse tambien Querella de lullystas y ramistasy Querelle des Bouffons La epoca clasicista EditarEl desarrollo de la opera comique Editar Feria de Saint Germain febrero a Domingo de Ramos Feria de Saint Laurent finales de julio a la Ascension El genero de la opera comique nacio a principios del siglo XVIII pero no fue en los prestigiosos teatros de opera o en los salones aristocraticos sino en los pequenos teatros al aire que se montaban con ocasion de las ferias anuales que se celebraban en las afueras de Paris Foire de Saint Germain y Foire de Saint Laurent En ellos comenzaron a interpretarse unos numeros musicales llamados vaudevilles que basicamente eran canciones populares a las que se les modificaba la letra con intencion festiva Para obviar el permiso de cantar en escena frecuentemente recurrian al subterfugio de incluir a los cantantes entre el publico interrumpiendo a los actores que sobre la escena se limitaban a actuar cuando la obra lo requeria El 26 de diciembre de 1714 ambos teatros de ferias vieron el nacimiento de un nuevo teatro el Theatre de l Opera Comique que intentaba competir con ellos en programar pantomimas y parodias de operas atrayendo a las companias foraines de las ferias A pesar de la feroz oposicion de los teatros rivales y de unos inicios muy duros las temporadas 1719 1720 y 1722 1723 no pudo abrir y desde 1745 a 1751 fue cerrado por las autoridades por las presiones de los teatros rivales la empresa florecio Gradualmente importantes compositores fueron persuadidos para escribir musica original para las nuevas obras que queria presentar ese teatro en un estilo que se convirtio en el equivalente frances del aleman singspiel debido a que contenia una mezcla de arias y dialogo hablado En 1762 el Theatre de l Opera Comique se fusiono con la Comedie Italienne bajo el nombre de Comedie Italienne o Theatre Italien pero en 1780 recobro oficialmente el nombre de Theatre de l Opera Comique Gretry protagonista de la escena parisina a fines del XVIII La Querelle des Bouffons 1752 1754 ya mencionada anteriormente fue un importante punto de inflexion para la opera comique En 1752 el principal defensor de la musica italiana Jean Jacques Rousseau produjo una breve opera Le Devin du village la primera obra en que el autor del libreto y el compositor de la musica eran la misma persona en un intento de introducir sus ideales musicales de simplicidad y naturalidad Aunque la pieza de Rousseau no tenia dialogo hablado proporciono un modelo ideal un termino medio entre la musica italiana y la musica francesa La melodia era simple natural y facil y la armonia casaba perfectamente con ella el acuerdo era perfecto entre palabras y musica La obra tuvo un exito prodigioso 40 y fue un ejemplo a seguir para algunos compositores de opera comique como el italiano Egidio Duni 1709 1775 cuya Le Peintre amoureux de son modele aparecio en 1757 o los franceses Francois Andre Danican Philidor 1726 1796 con Tom Jones 1765 y Pierre Alexandre Monsigny 1729 1817 con Le deserteur 1769 Todas estas obras apuestan ya decididamente personajes burgueses en lugar de heroes clasicos Pero el mas importante y popular compositor de opera comique de finales del siglo XVIII fue Andre Ernest Modeste Gretry 1741 1813 Gretry nacido en Lieja se formo musicalmente en Roma donde permanecio siete anos y llego a Paris en 1767 Al ano siguiente obtuvo el primero de muchos exitos con la opera Le Huron Gretry supo mezclar exitosamente la melodiosidad italiana con un cuidadoso ajuste a la lengua francesa Fue un compositor versatil que compuso mas de cincuenta operas casi todas estrenadas y amplio los temas habituales de la opera comique para cubrir una amplia variedad como el cuento de hadas oriental Zemire y Azor 1772 la musica satirica de Le jugement de Midas 1778 o la farsa domestica de L amant jaloux 1778 Su trabajo mas famoso fue la opera de rescate 41 historica Richard Coeur de lion 1784 que alcanzo gran popularidad internacional llegando a Londres en 1786 traducida y producida por John Burgoyne y en 1797 tambien a Boston 42 La obra Richard Coeur de lion esta relacionada de manera indirecta con un gran hecho historico La celebrada romanza de la opera O Richard O mon Roi l univers t abandonne se canto en el banquete dado por la guardia a los oficiales de la guarnicion de Versalles el 3 de octubre de 1789 La Marseillaise se convirtio no mucho despues en la respuesta popular a esta expresion de lealtad tomada de la opera de Gretry Gluck en Paris Editar Gluck detalle de un retrato de Joseph Duplessis 1775 Kunsthistorisches Museum Vienna Articulo principal Christoph Willibald Gluck Si bien la opera comique florecio a partir de la decada de 1760 la opera seria francesa cayo en un estado de abatimiento Rameau fallecio en 1764 dejando su ultima gran tragedie en musique Les Boreades sin representar 43 y ningun compositor frances parecia capaz de asumir su legado La respuesta vino de una de las figuras mas destacadas del extranjero Christoph Willibald Gluck 1714 1787 era un compositor aleman que despues de una exitosa carrera de estrenos Milan Venecia Turin Londres o Praga se habia afincado en 1754 en Viena Tras estrenar alli mas de diez nuevas obras a partir de Orfeo ed Euridice 1762 y luego en Alceste 1767 y Paride ed Elena 1770 las tres con libreto en italiano abandono el formato de la antigua opera seria por una nueva forma mucho mas directa y dramatica lo que supuso una verdadera reforma de la opera italiana La reforma de Gluck consistio en dar mas importancia a la accion dramatica que al canto subordinando la musica a la poesia con el fin de reforzar la expresion de los sentimientos y despojarla de adornos superfluos La palabra debe ser realzada por el canto y no una simple excusa para cantar como a menudo sucedia en la epoca barroca en especial en Italia donde todo se supeditaba al lucimiento de las voces Desaparecen las arias da capo los ritornellos y los adornos y lucimientos vocales no mas trinos cadencias o coloraturas Todo ello conduce a una nueva estructura operistica en la que lo mas importante es suprimir la diferencia entre recitativo y aria desaparecen el canto recitativo seco y las voces estan siempre acompanadas por la orquesta Todo el discurso gluckiano es un gran recitativo en el que la melodia solo hace su aparicion en los momentos imprescindibles El coro recupera su papel de personaje principal uno mas papel que ya tenia en las tragedias griegas 44 La nueva importancia del drama hizo que todo se supeditase a el los decorados y el vestuario se vuelven mas austeros y sencillos y el lujo solo aparecia si lo requeria la accion dramatica las oberturas ya no seran piezas sinfonicas que pueden acompanar una u otra opera y los numeros de ballets tan queridos de los franceses debian de tener tambien un papel dramatico y no ser simples divertimentos anadidos Gluck seguia asi los nuevos aires introducidos por su nuevo colaborador el coreografo y bailarin frances Noverre 1727 1810 que en su Lettres sur la danse y les ballets 1761 ya abogaba por una danza natural y expresiva mas que tecnica y virtuosa Orfeo y EuridiceIlustracion de la primera edicion de la partitura original de Viena publicada en Paris 1764 Gluck habia sido profesor de clave y canto en Viena de Marie Antoinette casada en 1770 con el futuro rey frances Luis XVI que inicio su reinado en 1774 Bajo el patrocinio de su antigua alumna de musica y en ese momento ya reina firmo un contrato para presentar seis obras en Paris con la gestion del teatro de la Opera Gluck admiraba la opera francesa y logro asimilar tanto las ensenanzas de Rameau como de Rousseau 45 Comenzo con Iphigenie en Aulide y su estreno el 19 de abril de 1774 provoco una enorme controversia casi una guerra como no se habia visto en la ciudad desde la Querelle des Bouffons Los oponentes de Gluck llevaron a Paris al principal compositor italiano Niccolo Piccinni para demostrar la superioridad de la opera italiana y toda la ciudad se vio involucrada en la disputa entre gluckistas y piccinnistas 46 La version francesa de Orfeo ed Euridice demostrando en contra de sus principios que la musica puede servir a diferentes palabras fue estrenada el 2 de agosto de 1774 con el papel titular transpuesto para contralto castrato en la version original de acuerdo con la preferencia de los franceses por las voces agudas que habia dominado desde los dias de Lully 47 Esta vez el trabajo fue mejor recibido por el publico parisino y Gluck paso a continuacion a escribir una version revisada en frances de Alceste obra que fue estrenada el 23 de abril de 1776 de nuevo con un importante exito Gluck y Piccinni se mantuvieron al margen de la polemica que tanto excitaba a sus seguidores y solo hubo algun roce cuando ambos eligieron un mismo libreto de Quinault Roland para su siguiente obra Gluck abandono la tarea y retomo entonces otro libreto de Quinault Armide sobre el que el compuso una soberbia partitura La primera de las tres obras escritas en frances y de forma exclusiva para Paris fue pese a algunas dudas iniciales del publico finalmente un gran triunfo 1777 El Roland de Piccinni estrenado el 27 de enero de 1778 tuvo tambien un gran exito Finalmente ambos compositores se enfrentaron en el mismo terreno compusieron cada uno una partitura sobre el tema de Iphigenie en Tauride esta vez con libretos diferentes La obra de Gluck se estreno primero el 18 de mayo de 1779 y le reporto un enorme exito el mayor de toda la carrera del compositor y los gluckistas vieron en ella la victoria decisiva en la disputa La ultima de sus obras parisinas Echo et Narcisse se estreno el 24 de septiembre de 1779 y fue un sonoro fracaso Gluck con 65 anos cumplidos sufrio un duro reves dejo Paris y practicamente abandono la composicion escribiendo solo pequenas piezas durante los nueve anos que aun vivio 46 La Iphigenie en Tauride de Piccinni fue estrenada el 23 de enero de 1781 dos anos despues de su composicion y no tuvo exito La querella que parecio siempre haber tenido ventaja para Gluck se extinguio finalmente sin un verdadero vencedor Pero Gluck dejo tras de si una inmensa influencia que se dejo sentir durante casi cuarenta anos en la opera francesa y tambien en las obras de algunos compositores extranjeros como en Salieri Les Danaides 1784 Sacchini Oedipe a Colone 1786 Cherubini Mehul y Spontini 48 Vease tambien Querella de gluckistas y piccinnistasLa epoca romantica EditarDe la Revolucion a Rossini Editar La Revolucion francesa de 1789 marca un antes y despues de la vida cultural francesa Casi todas las instituciones reales fueron abolidas y por decreto de la Asamblea constituyente en 1791 desaparecieron los privilegios y exclusivas Se liberalizo la apertura de teatros y proliferaron nuevas salas donde se programaba opera o representaciones teatrales que ya incluian canto como el Teatro del Vaudeville que dio su primera funcion el 12 de enero de 1792 Pero en la decada de 1790 de nuevo la regulacion administrativa simplifico la cuestion reduciendo el numero de teatros de opera en Paris a tres 49 el Theatre de l Opera donde se programaban operas serias con recitativos sin dialogo el Theatre national de l Opera Comique donde se representaban obras con dialogo hablado en frances y el Theatre Italien que se reservaba la importacion de operas italianas Los tres desempenarian un papel de liderazgo durante el proximo medio siglo mas o menos Lo que quedaba de la vieja tradicion operistica de Lully y Rameau fue finalmente barrido para ser solo redescubierto en el siglo XX En ese momento tomo el relevo una nueva generacion de compositores encabezados por Mehul y el italiano Luigi Cherubini que aplican los principios de la escuela gluckiana a la opera comique dando al genero una nueva seriedad dramatica y una mayor sofisticacion musical Lo que le permitio sobrevivir fue que las obras pronto comenzaron a reflejar los turbulentos acontecimientos politicos del momento Compositores establecidos como Gretry y Nicolas Dalayrac 1753 1809 se vieron obligados a escribir piezas de propaganda patriotica para el nuevo regimen 50 Un ejemplo tipico de esa actitud es Le triomphe de la Republique 1793 una obra de Francois Joseph Gossec 1734 1829 que celebraba la decisiva victoria francesa en la batalla de Valmy del ano anterior 51 Etienne Mehul litografia de H E von Wintter Etienne Mehul 1763 1817 esta considerado como el mas importante compositor de la epoca revolucionaria 52 Mehul compuso muchos cantos patrioticos y piezas de propaganda siendo la mas celebre el Chant du depart segun un poema de Chenier 1794 que se convirtio en una segunda La Marseillaise El compromiso de Mehul fue recompensado en 1795 primero con su designacion como uno de los cinco inspectores del Conservatoire de Paris en el momento de su fundacion 53 y al poco con su nombramiento para el recientemente creado Institut de France con Gossec y Gretry 54 Mehul tenia buenas relaciones con Napoleon y se convirtio en uno de los primeros franceses en recibir la Legion d honneur 1804 Su primera opera Euphrosine ou Le tyran corrige estrenada en la Salle Favart el 4 de septiembre de 1790 fue un inmenso exito que marco el futuro de Mehul y fue el principio de una larga relacion con el Theatre de la Comedie Italienne renombrado Opera Comique en 1793 Sus operas tenian argumentos tormentosos y apasionados y obras como Stratonice 1790 Melidore et Phrosine 1792 Le jeune sage et le vieux fou 1793 y Ariodant 1799 le supusieron ser considerado como el primer musico romantico 55 La musica muestra un uso creciente de disonancias y un interes por sentimientos extremos como la colera la envidia y los celos prefigurando a otros compositores romanticos como Weber y Berlioz La forma en que Mehul subrayaba la expresividad dramatica consistia en una verdadera experimentacion con la orquestacion como hizo por ejemplo en Uthal 1806 una opera ambientada en las tierras altas de Escocia en que elimino los violines y los remplazo por violas para subrayar el color local 56 o en otras obras en que sustento las voces solamente con trompas o arpas A partir de 1800 sus obras cada vez tienen menos exito salvo una exitosa Joseph 1807 muy apreciada en Alemania y el mismo Napoleon su amigo le habria recomendado componer obras menos serias Siguio no obstante estrenando aunque cada vez con menor exito hasta su fallecimiento en 1817 La Journee aux aventures 1816 y la obra postuma Valentine de Milan 1822 Luigi Cherubini Las obras de Luigi Cherubini 1760 1842 tambien son un fiel reflejo de los tiempos Cherubini habia desarrollado su carrera en Italia y mas tarde en Londres En 1789 se afinco en Paris y logro su primer exito con Lodoiska estrenada en el Theatre Feydeau una opera de rescate ambientada en Polonia en la que la heroina encarcelada es liberada y su opresor derrocado siendo una de las primeras obras en incluir un personaje poderoso y malvado Le siguieron en el mismo teatro Eliza 1794 y su obra maestra Medee 1797 que refleja el derramamiento de sangre de la Revolucion solo desde un punto de vista feliz y por ello siempre fue mas popular en el extranjero que en la propia Francia Obras mas luminosas como L hotellerie portugaise 1798 La Punition 1799 Emma ou la prisonniere 1799 y Les deux journees 1800 reflejaban ya el nuevo sentimiento de reconciliacion en el pais 57 Cherubini siguio estrenando en Paris mas obras como Anacreon 1803 Pimmalione 1809 Le Crescendo 1810 Les abencerages ou l Etendard de Grenade 1813 y la tardia Ali Baba ou les Quarante Voleurs 1833 Gaspare Spontini Otro italiano Gaspare Spontini 1774 1851 tambien tuvo mucho exito en Paris en esa epoca Spontini decidio instalarse en Paris en 1803 y tras algunos intentos para reestrenar sus obras en el teatro italiano compuso tres nuevas operas comiques para el Theatre Feydeau La Petite maison 1804 Milton 1804 y Julie ou le Pot de fleurs 1805 Spontini asimilo rapidamente el estilo frances e intento sintonizar con el nuevo gusto que queria Napoleon aunar la estetica revolucionaria y la republicana Pronto gozara de gran proteccion en la corte y llegara a ser compositor de camara de la misma emperatriz Josephine 1805 Su siguiente obra La Vestale 1807 fue ya estrenada en el Theatre de l Opera y lo confirmo como continuador de la tradicion seria gluckiana El Institut de France declaro la obra como la mejor obra lirica de la decada y aun hoy sigue en el repertorio a pesar de las grandes exigencias vocales de la protagonista y puede considerarse como uno de los mejores exponentes de la opera napoleonica con su recitativo gluckiano de caracter solemne su melodismo noble y elocuente y el rico tratamiento orquestal 58 Siguieron mas obras para la Opera Fernand Cortez 1809 Pelage ou le Roi de la Paix 1814 Les Deux rivaux 1816 y Olympia 1820 Decepcionado por la acogida de ultima obra que el consideraba uno de sus mejores trabajos abandono Paris y acepto el puesto de kapellmeister en Berlin Pese a ello Spontini fue uno de los principales protagonistas de la escena parisina hasta 1820 Francois Adrien Boieldieu protagonista del primer cuarto del XIX Otros dos nombres tambien protagonizaron en esos anos la escena parisina en este caso el de la opera comique Isouard y sobre todo Boieldieu Nicolas Isouard 1773 1818 nacido en Malta se instalo en Paris en 1799 y tras componer algunas operas al gusto italiano pronto se convirtio en uno de los proveedores habituales del Theatre de l Opera Comique para el que compuso una treintena de obras siendo las mas destacadas Les Rendez vous bourgeois 1807 Cendrillon segun Charles Perrault 1810 Joconde 1814 y Aladin ou La lampe merveilleuse obra postuma estrenada en 1822 59 Francois Adrien Boieldieu 1775 1834 se instalo en Paris durante la Revolucion prudentemente como afinador de pianos Pronto logro estrenar en los dos feudos de la opera comique primero en el Theatre Feydeau La Famille suisse 1797 y L Heureuse Nouvelle 1797 y luego paso al Theatre Favart Zoraime et Zulmare 1798 las tres con cierto exito En 1800 repitio estreno con Le Calife de Bagdad y esa vez fue un autentico triunfo En 1804 se traslado a San Petersburgo para ocupar el puesto de compositor de la corte del zar un puesto en el que permanecio hasta 1810 En esa estancia compuso nueve operas entre ellas Aline reine de Golconde 1804 y Les voitures versees 1808 De regreso a Francia reconquisto al publico parisino con La jeune femme en colere 1811 Jean de Paris 1812 Le Nouveau Seigneur du village 1813 y una decena mas de obras En 1825 estreno su obra maestra La Dame Blanche una obra sobre el tema del nino perdido y felizmente reencontrado in extremis con un libreto de Eugene Scribe basado en varias y recientes novelas de Walter Scott en especial en The Monastery 1820 y Guy Mannering 1815 Pese a ser poco habitual una obra de Scott ya habia sido adaptada a la opera ya que Rossini escribio La donna del Lago 1819 sobre la novela homonina de 1810 The Lady of the Lake La siguiente opera de Boieldieu Les Deux Nuits 1829 fue admirada por el mismisimo Richard Wagner quien tomo prestada la vivacidad y la gracia natural del espiritu frances y se inspiro en uno de sus coros para la marcha de los prometidos de Lohengrin 1850 Heredero espiritual de Gretry Boieldieu daba mucha importancia a la melodia componiendo dialogos muy espirituales sin adornos superfluos realzados con una ligera pero muy cuidada instrumentacion Hector Berlioz le atribuyo a su musica una elegancia parisina de buen gusto que agrada y suele considerarse como el principal compositor frances del primer cuarto del siglo XIX Algunos le han considerado junto con Auber el monarca sin corona de la opera comique 60 Rossini en Paris opera historica Editar Retrato de Rossini que sera la gran estrella de Paris entre 1825 1830 Articulo principal Gioachino Rossini El publico frances tambien acudia al Theatre Italien para ver las tradicionales operas buffas y nuevas obras en el estilo entonces de moda el bel canto en especial las operas de Rossini 1792 1868 cuya fama que comenzo tras el estreno de Il barbiere di Siviglia 1816 arrasaba ya en toda Europa y mas tarde de los tambien italianos Bellini 1801 1835 y Donizetti 1797 1848 La influencia de Rossini comenzo a invadir la opera comique francesa Su presencia se siente en el mayor exito de Boieldieu La dame blanche 1825 asi como mas tarde en las obras de Daniel Francois Auber 1782 1871 Fra Diavolo 1830 Le domino negro 1837 Ferdinand Herold Zampa 1831 y Adolphe Adam Le Postillon de Lonjumeau 1836 61 En 1824 el Theatre Italien se anoto un gran tanto cuando persuadio al mismisimo Rossini que con 32 anos estaba en lo mas alto de su carrera para viajar a Paris y desempenar el puesto de gerente de la opera La bienvenida de Rossini fue digna de la que los medios de comunicacion modernos dan a una celebridad No solo reactivo la decaida fortuna del Theatre Italien sino que volvio la atencion al Theatre de l Opera que programo versiones en frances de sus operas italianas Rossini acepto a cambio de una pension vitalicia que le concedio el gobierno de Francia componer una nueva opera para Paris escrita en frances Eligio como tema al heroe suizo Guillermo Tell y encargo el libreto a Victor Joseph Etienne de Jouy y a Hippolyte Louis Florent Bis que se basaron en la obra teatral homonina de Schiller y en la pequena novela historica Guillaume Tell o la libertad de Suiza de Jean Pierre Claris de Florian Guillaume Tell de mas de cuatro horas fue estrenada el 3 de agosto de 1829 y sorprendio al publico por su seriedad y extension muy distinta al resto de las obras rossinianas ademas por las desacostumbradas en Rossini proclamas politicas y patrioticas con un pueblo luchando por sus libertades democraticas Fue la ultima composicion de Rossini para la escena A causa del excesivo volumen de trabajo de llevar un teatro y desilusionado por el fracaso de Guillaume Tell Rossini se retiro como compositor de opera 62 La epoca dorada de la Grand opera 1830 1850 Editar Giacomo Meyerbeer fotografiado por Felix Nadar Guillaume Tell seria inicialmente un fracaso pero junto con un trabajo del ano anterior La muette de Portici 63 de Auber marco el comienzo de un nuevo genero que dominara la escena francesa el resto del siglo la grand opera un estilo caracterizado por su escala grandiosa sobre heroes y temas historicos con grandes repartos y enormes orquestas sobre escenarios ricamente decorados con suntuosos trajes y espectaculares efectos escenicos y siendo en Francia una gran cantidad de musica para ballet La grand opera ya habia sido prefigurada en obras como La Vestale de Spontini y Les abencerages 1813 de Cherubini pero el compositor que la historia ha llegado a asociar con el genero es sobre todo Meyerbeer El ballet de las monjas de Robert le diable de Meyerbeer Cuadro de Edgar Degas 1876 Como Gluck Giacomo Meyerbeer 1791 1864 era un compositor aleman que antes de su llegada a Paris habia aprendido su oficio escribiendo operas italianas siguiendo el modelo rossiniano Afincado en Paris bajo la proteccion de Rossini y Cherubini su primer trabajo para el Theatre de l Opera Robert le diable 1831 fue una autentica sensacion con el publico particularmente encantado con la escena de ballet del Acto Segundo en la que los fantasmas de las monjas corruptas salen de sus tumbas y bailan Robert le diable sento las bases de lo que en adelante sera la grand opera el nuevo genero en el que todos los compositores se sentian obligados a dejar su sello personal Con seis obras mas escritas para la capital francesa Les Huguenots 1836 Le Prophete 1849 una obra escrita expresamente para la ya famosa soprano de ascendencia espanola Pauline Viardot L Etoile du Nord 1854 Dinorah ou Le pardon de Ploermel 1859 y L Africaine estrenada postumamente en 1865 Meyerbeer fijo de hecho para mucho tiempo los canones de la grand opera y se aseguro a lo largo de su carrera la preeminencia en el genero el joven Wagner le imito servilmente antes de liberarse y encontrar su propia voz Verdi mismo debio de someterse a las reglas dramaticas que el fijo cuando escribio para Paris La carrera francesa del compositor apenas interrumpida por una corta vuelta a Berlin 1842 1848 de hecho poco afortunada dio muestras de una destacable longevidad Aunque celebre en toda Europa desde los anos 1830 su fama despues de su muerte fue muy rapidamente eclipsada por el nuevo genio de la opera europea Richard Wagner Sin embargo cuatro de sus obras Robert Les Huguenots Le prophete y L Africaine types parfaits du melodrame historico romantique 64 siguieron en el repertorio de la mayoria de los teatros europeos durante el resto del siglo XIX aunque poco a poco fueron desapareciendo y discutiendose muchos de sus meritos musicales De hecho el ejemplo mas famoso de la grand opera francesa que como tal que se programa hoy en los teatros de opera es el Don Carlos de Giuseppe Verdi una obra escrita para la Opera de Paris como parte de los actos que acompanaron la Exposicion Universal de Paris 1867 65 y que estrenada el 11 de marzo de 1867 en su version original en frances en cinco actos 66 Otro gran compositor muy activo en esos anos fue Jacques Fromental Halevy 1799 1862 que estreno casi cuarenta obras y que obtuvo un clamoroso exito a mitad de su carrera en 1835 con La Juive La hebrea exito que repitio ese mismo ano con L eclair pero que no volvio a alcanzar con sus siguientes obras mas de veinte obras estrenadas con desigual acogida entre las que destacan La Reine de Chypre 1841 elogiada por Wagner y Le Val d Andorre 1848 Sus obras se inscriben en la misma vena de los melodramas historico romanticos de Meyerbeer y La juive se convirtio en una de las grandes obras prototipicas del genero que aun hoy esta en el repertorio Vease tambien Grand Opera Hector Berlioz Editar Hector Berlioz fotografiado por Felix Nadar Articulo principal Hector Berlioz Mientras la popularidad de Meyerbeer se desvanecia la fortuna de otro compositor frances de la epoca se incrementaba considerablemente durante los ultimos decenios Y ello a pesar de que las operas de Hector Berlioz 1803 1869 fueron fracasos en su dia Berlioz era una mezcla unica de un innovador modernista y un conservador del pasado Su gusto en la opera se habia formado en la decada de 1820 cuando las obras de Gluck y sus seguidores estaban siendo abandonadas en favor del bel canto rossiniano Aunque a reganadientes Berlioz mostro su admiracion por alguna de las obras de Rossini aunque despreciaba lo que el consideraba como efectos llamativos del estilo italiano y anhelaba un retorno a la opera de la verdad dramatica de Gluck no aceptando las convenciones del genero la tirania de los cantantes y las armonias musicales Berlioz fue tambien un verdadero romantico un compositor deseoso de encontrar nuevas formas de expresion musical y eligio sus temas como personajes que representaban el ideal que debia guiar la vida del compositor artistas Cellini o heroes Eneas con un claro cometido en la vida del que ni la felicidad ni el bienestar de los demas lograran apartar Su primer y unico trabajo para la Opera de Paris Benvenuto Cellini 1838 fue un notorio fracaso El publico no pudo comprender la originalidad de la opera y los musicos incluso encontraron sus ritmos no convencionales imposibles de tocar Veinte anos mas tarde Berlioz volvio al genero y comenzo a escribir la que se convertira en su obra maestra operistica Les Troyens para satisfacer su propias aspiraciones musicales mas que con la mente puesta en el publico del momento 67 Les Troyens iba a ser la obra culminacion de la tradicion clasica francesa encarnada por Gluck y Spontini Como casi era de prever no llego finalmente a los escenarios en su forma completa de cuatro horas y solo se estreno parcialmente en vida del compositor con el titulo Les Troyens a Carthage los ultimos tres actos fueron representados en Paris el 4 de noviembre de 1863 seis anos antes de la muerte del compositor Para su estreno completo habra que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX cumpliendose la profecia del compositor Si tan solo pudiera vivir hasta los ciento cuarenta mi vida se volveria decididamente interesante 68 En la obra no habia adornos vocales que permitiesen lucirse a los cantantes y la orquesta participaba como un igual con un alto protagonismo con predileccion por los tempi lentos y la difuminacion entre arias y recitados le da a la obra un aire epico La tercera y ultima opera de Berlioz una opera comique segun la comedia de Shakespeare Beatrice et Benedict 1862 fue escrita para un teatro de Alemania donde la audiencia era mucho mas favorable a las innovaciones musicales como la extensa obertura orquestal Segunda mitad del XIX Offenbach y la opereta Editar Jacques Offenbach fotografiado por Felix Nadar Articulo principal Jacques Offenbach En la decada de 1850 dos nuevos teatros trataron de romper el monopolio de la musica teatral en la capital que ejercian el Theatre de l Opera y el Theatre de l Opera Comique el primero fue el Theatre Lyrique abierto de 1851 a 1870 y en el que en 1863 Berlioz vio la unica parte de Les Troyens que se interpreto en su vida y al que se unio en 1855 el Theatre des Bouffes Parisiens Berlioz no era el unico descontento con la vida operistica de Paris hacia mediados del siglo XIX ya que Jacques Offenbach 1819 1880 tambien encontraba que la opera comique francesa contemporanea ya no ofrecia espacio alguno para la comedia Offenbach aleman nacido en Colonia se traslado con su familia a Paris a los 14 anos y tras ser admitido en el Conservatorio debio de dejarlo por necesidades economicas empleandose como chelista en la orquesta de la opera comica llego a ser un gran virtuoso que dio conciertos con Anton Rubinstein Liszt Mendelssohn y Flotow y en 1850 llego a ser director del Theatre Francais Con ocasion de la Exposicion Universal de Paris 1855 obtuvo la licencia para programar breves piezas en un unico acto conocidas como musiquettes con dos o tres pocos cantantes arrendando un pequeno teatro existente en la rue Monsigny al que llamo Theatre des Bouffes Parisiens Se inauguro el 5 de julio de 1855 bajo la direccion de Offenbach con su bouffonerie musicale Les deux aveugles una pieza que seria la primera de muchas todas llenas de farsa y satira Cartel de Orphee aux enfers Enseguida traslado el teatro a otro mayor situado en la rue Monsigny Passage Choiseul y en 1858 consiguio que las restricciones del permiso fuesen suprimidas En ese momento Offenbach intento crear una obra mas ambiciosa Orphee aux enfers Orfeo en los infiernos que seria el primer gran trabajo de un nuevo genero la opereta que junto con Florimond Herve contribuyo a crear Orphee era a la vez tanto una parodia de las rimbombantes tragedias clasicas como una satira sobre la sociedad contemporanea Su increible popularidad llevo a Offenbach a seguir componiendo mas operetas hasta un numero superior a 100 entre las que destacan La Belle Helene 1864 La vie parisienne 1866 y La Perichole 1868 Al final de su vida se embarco en la que sera su composicion para la escena mas compleja Les contes d Hoffmann 1881 una opera seria de genero fantastico que trata sobre la vida del poeta y cuentista E T A Hoffmann que ya viejo y desganado muestra al artista romantico bohemio borracho sonador al que los contratiempos impiden siempre lograr sus objetivos Es una obra en tres actos mas un prologo y un epilogo El libreto de Jules Barbier esta basado en una obra que el propio Barbier y Michel Carre habian escrito sobre tres de cuentos de Hoffmann Der Sandmann Rath Krespel y Das verlorene Spiegelbild siendo el mismo Hoffmann un personaje de la opera como el mismo solia hacer en muchas de sus historias Offenbach solia fijar la partitura final despues de estrenar las obras y realizar las modificaciones que su rodaje publico aconsejaban La primera representacion se hizo con dialogos completos en el Teatro de la Gaite La gaite quebro y Offenbach cedio los derechos para la Opera Comique pero en este teatro era tradicion que los dialogos fuesen en prosa con cantantes de otro tipo debiendo de adaptar la obra Habia completado la partitura para piano y orquestado el prologo y el primer acto Ernest Guiraud finalizo la orquestacion alterando algunos numeros La obra sufrio a lo largo de sus representaciones numerosas adaptaciones recreaciones e intentos de fijar la partitura final No obstante la aparicion en 1993 de 100 paginas del manuscrito completo dio lugar a una nueva reconstruccion de la obra 69 Gounod y Bizet Editar Charles Gounod fotografiado por Felix Nadar Una creciente generacion de compositores de opera francesa aparecio a mediados de siglo en Francia encabezada por Gounod y Bizet y a los que seguiran Thomas Delibes o Saint Saens autores todos que aunque no tan innovadores como Berlioz si eran muy receptivos a las nuevas influencias musicales y estaban muy atentos a los temas literarios en boga para elegir sus libretos Charles Gounod 1818 1893 supuso una verdadera renovacion de los argumentos de la opera francesa Tras una epoca en que siguiendo a Meyerbeer se daba importancia a los temas politicos y colectivos se dio paso a los personajes individuales y las emociones personales pasaron a ser el hilo conductor y las verdaderas protagonistas tanto de la musica como del escenario Gounod fue un esplendido melodista cita requerida que caracterizaba no solo a los personajes principales sino tambien a muchos secundarios y que incluso en los recitativos incluia muchas ideas melodicas y exigio de la orquesta una instrumentacion mucho mas detallada que la habitual hasta ese momento en los teatros de opera Tras algunas obras estrenadas sin demasiado exito Sappho 1851 La Nonne Sanglante 1854 y Le Medecin malgre lui 1858 el exito le llego con Faust 1859 basada en el drama de Goethe que fue estrenada en el Theatre Lyrique y que diez anos mas tarde fue repuesta en el Theatre de l opera iniciando una brillante carrera por todos los teatros europeos Siguio componiendo pero con menor fortuna Philemon et Baucis 1860 La Colombe 1860 La Reine de Saba 1862 y volvio a tener exito con Mireille 1864 basada en la epica provenzal de Frederic Mistral y Romeo y Juliette 1867 de inspiracion shakespeareana Siguieron un largo periodo de inactividad operistica y tras unos cuantos intentos Cinq Mars 1877 Polyeucte 1878 y Le Tribut de Zamora 1881 abandono el genero para dedicarse a la musica religiosa Georges Bizet 1838 1875 gran amigo de Gounod se acerco desde muy joven al genero operistico componiendo varias operas comiques como Le Docteur Miracle 1857 que fue primer premio de un concurso convocado por Offenbach para el Theatre des Bouffes Parisiens o Don Procopio 1859 L amour peintre 1860 y La guzla de l Emir 1862 todas ellas enviadas desde Roma tras haber logrado el autor el codiciado Premio de Roma Su primera verdadera opera Les pecheurs de perles 1863 fue estrenada con poco exito en el Theatre Lyrique exito que tampoco logro con La jolie fille de Perth 1867 El publico desconfiaba de lo que le parecia ya una influencia wagneriana perniciosa que se manifestaba en el uso de algunas armonias y leitmotivs Bizet decidio dar un giro en su acercamiento a la escena y aposto por una mayor naturalidad y libertad melodicas presentes ya en Djamileh 1872 y Don Rodrigue 1873 pero que se manifiestan de forma acabada en su mayor triunfo Carmen 1875 Escrita para el Theatre de l Opera Comique Carmen fue estrenada el 3 de marzo de 1875 con poco exito ya que los primeros criticos y el publico fueron sorprendidos por la poco convencional mezcla de pasion romantica y realismo 70 Bizet que murio solo tres meses mas tarde no pudo saborear el triunfo que cosecharia la obra que ha llegado a ser el mejor exponente de la opera francesa del siglo XIX y quizas la mas famosa de todas las operas francesas Para el estreno de la obra en Viena hubo que modificar las partes habladas propias de la opera comica por recitativos y de ello se encargo tambien Ernest Guiraud Esa fue la version que alcanzo fama y la que se estreno en todos los teatros del mundo solo a partir de una version de 1949 se recuperara la version hablada y ahora ambas se programan por igual Cartel de Carmen 1875 La obra ha sido analizada en muchas ocasiones para entender que caracteristicas la hacen tan especial en un intento de comprender los valores sustantivos del genero 71 La conclusion a que han llegado casi todos es que se dan varias cuestiones que individualmente apenas dicen nada pero que en conjunto le dan el verdadero valor a la obra el libreto considerado por algunos como uno de los mejores libretos de la historia esta firmado por Ludovic Halevy y Henri Meilhac y se basa en la novela homonima de 1845 de Prosper Merimee pero no tiene diferencias con muchos otros que no tuvieron exito los autores eran excelentes libretistas y la obra literaria en que se basaron era de gran calidad pero otros libretos incluso de los mismos autores tambien lo fueron sin exito el tema de ambiente espanol y que permitio a Bizet dar rienda suelta a su vena espanolista tampoco justifica nada ya que otras obras de ese tipo fueron consideradas turcadas espanoladas o exotismo de pacotilla la coherencia y logica del libreto que aunque buenas tampoco parecen razones ya que por ejemplo en la escena en un lugar salvaje de la montana aparecen no solo contrabandistas si no muchos otros personajes como la prometida y siempre buena Micaela o el torero y chulesco Escamillo y convierten la montana en un sitio demasiado transitado la naturaleza equivoca de algunos personajes como Don Jose joven provinciano e ingenuo que se va maleando y acaba matando a Carmen a su vez personaje tambien esquivo gitana sin prejuicios cuya seduccion conduce al delito y al crimen primera mujer fatal de la opera a la que seguiran Elektra o Lulu y prototipo que no desentona del muy espanol Don Juan la tesitura poco habitual del papel principal una contralto o mezzo soprano cuando habitualmente los papeles principales se reservaban para sopranos 72 pero eso ya habia sido frecuente en muchas obras rossinianas y un par de anos mas tarde Saint Saens mismo lo usaria en el personaje de Dalila de Sanson et Dalile la circunstancia historica que la obra habria sabido muy bien aprovechar un momento de cierre de una etapa antigua en que la opera estaba dominada por dos gigantes como Verdi y Wagner y en que se entreabria una nueva epoca la verista que emprenderan con gran exito Puccini Mascagni o Leoncavallo Nada hay en la obra que pueda senalarse como distintivo pero todo lo anterior hace que la partitura de Carmen sea senalada por muchos como la opera por excelencia 73 El nuevo Palais Garnier ultimo cuarto del XIX Editar Vestibulo de la Opera de Charles Garnier inaugurada en 1875 En 1875 se culmino la construccion de un nuevo teatro de opera para la capital una gran obra que habia comenzado en 1858 cuando Napoleon III autorizo el derribo y ocupacion de mas de 12 000 m de viejas edificaciones El concurso para el nuevo edificio que se queria fuese todo un emblema del Segundo Imperio fue ganado por un joven arquitecto Charles Garnier con un proyecto de estilo neobarroco Las obras comenzaron en 1862 y fueron muy accidentadas con muchos incidentes tecnicos aparicion de aguas subterraneas y cuevas que dificultaron mucho las labores de cimentacion 74 y otros derivados de los complejos acontecimientos politicos del momento Guerra Franco Prusiana caida del Segundo Imperio y Comuna de Paris de 1871 De hecho una circunstancia fortuita dio el impulso politico para que se finalizasen las obras la noche del 28 al 29 de octubre de 1873 un incendio que duro 27 horas destruyo totalmente el hasta entonces Theatre National de l Opera que desde 1820 estaba en la rue Lepetier Paris no podia quedarse sin teatro de opera Las obras se aceleraron y finalmente el nuevo Palais Garnier fue oficialmente inaugurado el 15 de enero de 1875 con el nombre Academie Nationale de Musique Theatre de l Opera Fue una esplendida ceremonia a la que asistieron el presidente de la III Republica Patrice de Mac Mahon la familia real espanola el lord maire de Londres el burgomaestre de Amsterdam y casi cerca de 2000 invitados llegados de toda Europa 75 La celebracion incluia la representacion del tercer acto de La Juive de Halevy varios extractos de Les Huguenots de Meyerbeer y un Divertissement presentado por la compania de ballet representado por el maestro de ballet Louis Merante que consistio en una recreacion de la celebre escena Le Jardin Anime del ballet Le Corsaire 1856 con musica de Leo Delibes y coreografia de Joseph Mazilier El nuevo teatro sera el marco adecuado que necesitaba la capital ya en ese momento considerada la capital cultural del mundo la Ciudad Luz que a finales de siglo vera una tradicion vanguardista solidamente establecida con poetas como Mallarme Verlaine y Rimbaud o pintores como Gauguin Seurat y Cezanne que derribaron los principios del realismo del siglo XIX En el ultimo cuarto de siglo la opera tambien tendra un papel destacado y tendra de nuevo una etapa de florecimiento y muchos autores y obras de este periodo lograran fama internacional Mignon cuadro de Ari Scheffer en el que se baso Thomas Ambroise Thomas Ambroise Thomas 1811 1896 habia estrenado ya muchas obras con exito pero sin conseguir que ninguna de ellas se mantuviese en el repertorio La Double Echelle 1837 le valio elogios de Berlioz Le Caid 1849 una opereta brillante tuvo mucho exito y gracias a ello Thomas fue acogido triunfalmente en la Academie des Beaux Arts en 1851 aplastando a Berlioz que no obtuvo ni un solo voto Le Songe d une Nuit d Ete 1850 una fantasia dramatica fue bien acogida Raymond ou Le secret de la reine 1851 contenia una obertura que se hizo muy popular en su dia Le Roman d Elvire 1860 tambien tuvo buena acogida Mediada ya la cincuentena le llego el exito tras una acogida inicial algo titubeante con su opera Mignon 1866 con un libreto basado en la novela de Goethe Wilhelm Meisters Lehrjahre 1795 firmado por Jules Barbier y Michel Carre autores de algunos de los mejores libretos de la opera romantica francesa como Faust y Romeo et Juliette de Gounod Les contes d Hoffmann de Offenbach y las propias obras de Thomas Desde ese momento Thomas accedio al status de compositor mayor En 1894 Mignon habia sido representada mas de 1000 veces solo en la Opera Comique y habia sido presentada en todos los teatros de opera de Europa Su siguiente obra Hamlet 1868 basada en la tragedia de Shakespeare le consagro internacionalmente La musica de Thomas no se adaptaba muy bien al tema pero la obra esconde algunos de los mejores pasajes musicales escritos por el compositor en especial la escena de la explanada todo el papel de Ofelia y el ballet particularmente brillante La interpretacion que en el estreno hicieron Jean Baptiste Faure y Christine Nilsson contribuyo mucho al gran exito de la obra y Thomas fue el primer musico en recibir de manos de Napoleon III la distincion como Commandeur de la Legion d honneur Aun hoy Hamlet tiene la consideracion de tener uno de los mejores papeles para baritono de toda la historia de la opera Leo Delibes 1836 1891 llevo siempre una especie de doble vida ocupado a diario como organista pero siendo tambien un refinado hombre de teatro Obtuvo varios puestos de director de coro primero en el Theatre Lyrique y desde 1864 en la Opera donde adquirira gran fama tras estrenar dos exitosos ballets que aun hoy forman parte del repertorio Coppelia 1870 y Sylvia 1876 Aunque ya habia abordado el genero operistico Le boeuf Apis 1865 y La cour du roi Petaud 1869 su gran fama le permitio acometer grandes obras como Le roi l a dit 1873 Jean de Nivelle 1880 y su gran exito Lakme 1883 postumamente se estreno su ultima obra Kassya 1893 La exuberante y orientalizante Lakme estrenada en la Opera Comique en 1883 narra el amor imposible en la India del siglo XIX de un oficial britanico y la hija de un sacerdote de Brahma Contiene entre muchos numeros deslumbrantes el famoso numero de lucimiento para soprano de coloratura conocido como la Scene et legende de la fille du paria llamada Air des clochettes Cancion de la campana Ou va la jeune Indoue y el Dueto de las flores con la bellisima Dome epais le jasmin Camille Saint Saens 1835 1921 del que Wagner llego a decir que era el mas grande compositor frances vivo 76 tuvo muchos problemas para estrenar su primera opera Le Timbre d argent 1864 1877 No fue la primera de sus obras en ser presentada al publico honor que le cupo a La Princesse jaune 1872 estrenada en la Opera Comique con bastante exito En 1877 finalizo su tercera opera Sanson y Dalila con libreto de Ferdinand Lemaire una historia biblica que no fue bien acogida por sus allegados cuando les toco las partes ya escritas Solo tuvo el apoyo de Liszt que le consiguio una produccion de la obra para Weimar a finales de ese mismo ano lo que animo a Saint Saens a completar la obra Liszt mismo dirigio el estreno con gran exito y al mismo asistio su gran amigo Gabriel Faure luego se represento en Colonia Hamburgo Praga y Dresde Sin embargo la obra no se estreno en Francia sino hasta doce anos mas tarde y extranamente no en Paris sino en Ruan una de las causas fue el rechazo que sentia el publico frances por los temas biblicos Solo cuando ya habia sido ofrecida en una docena de ciudades de provincias pudo oirse en 1890 al fin en el Teatro Eden de Paris Esta opera que tiene un marcado formato musical de oratorio llego a ser una de las obras mas conocidas de Saint Saens y durante mucho tiempo se mantuvo en el repertorio Saint Saens siguio componiendo operas casi hasta su muerte aunque nunca logro repetir el gran exito de Sanson Etienne Marcel Lyon 1879 Henri VIII 1883 Ascanio 1890 Phryne opera comica 1893 Dejanire Montecarlo 1898 Les Barbares 1901 Parysatis Beziers 1902 Helene Montecarlo 1904 y L Ancetre Montecarlo 1906 Jules Massenet El compositor de exito mas duradero de la epoca fue Jules Massenet 1842 1912 que compuso mas de cuarenta operas abordando todos los generos grand opera drama historico farsa opera comique y argumentos biblicos historicos magicos caballerescos mitologicos en un estilo caracteristico nada innovador pero de una gran eficacia suave y elegante en el que supo sacar partido a sus grandes dotes teatrales y a su habilidad melodistica y maestria orquestadora Tras haber compuesto mas de 20 operas de las que solo Le roi de Lahore 1877 y Herodiade 1881 tuvieron una cierta repercusion el exito le llego plenamente con Manon 1884 segun la novela Manon Lescaut de Abbe Prevost su obra mas popular Cartel del estreno en Paris de Werther 1893 Massenet siguio estrenando puntualmente hasta su muerte obras como Le Cid 1885 sobre la tragedia homonima de Corneille ambientada en Espana Werther 1892 con libreto sobre Les Souffrances du jeune Werther de Goethe que fue estrenada primero en version alemana en Viena y un ano mas tarde en la Opera Comique y con la que volvio a repetir un gran exito Le Jongleur de Notre Dame 1902 una historia milagrosa sobre una leyenda medieval del siglo XII basada en la obra homonima de 1892 de Anatole France estrenada en Montecarlo y finalmente Don Quichotte 1910 inspirada en Le chevalier de la longue figure 1904 una obra teatral de Jacques Le Lorrain produccion para la Opera de Monte Carlo con el legendario bajo ruso Fedor Chaliapin en el papel principal Thais 1894 con un libreto de Louis Gallet basado en la novela homonima de 1890 de nuevo de Anatole France narra la historia de la pecadora arrepentida y luego santa Thais y su ingreso en un cenobio egipcio del siglo IV Con su soberbio solo de violin del Acto II Meditation religieuse conocido como Meditation de Thais es una obra muy celebre pero rodeada de una reputacion diabolica no conocio el exito hasta pasados diez anos de su estreno La influencia de Massenet es manifiesta en muchos compositores de opera por ejemplo en los italianos Ruggero Leoncavallo Pietro Mascagni Giacomo Puccini o en la propia Pelleas et Melisande de Claude Debussy Aunque considerado en vida como el mas importante compositor frances de opera a su muerte la mayoria de sus obras fueron consideradas sentimentales y anacronicas y solamente Manon y Werther han soportado los cambios en la moda musical y siguen aun hoy siendo ampliamente representadas 77 Wagnerianismo frances y declive de la grand opera Editar Los criticos musicales conservadores que habian rechazado a Berlioz detectaron una nueva amenaza en Richard Wagner el compositor aleman cuya revolucionaria musica teatral estaba causando furor y controversia en toda Europa Wagner habia atacado duramente el genero en Das Judentum en der Musik 1850 y mas concretamente en su largo ensayo Oper und Drama Opera y Drama 1851 Cuando presento una version revisada de su opera Tannhauser en Paris en 1861 provoco tanta hostilidad que fue cancelada tras solo tres ejecuciones El deterioro de las relaciones entre Francia y Alemania solo empeoro las cosas y despues de la Guerra franco prusiana de 1870 1871 habia razones politicas y nacionalistas para rechazar la influencia de Wagner Los criticos tradicionalistas utilizaban el termino wagneriano como sinonimo de abuso de todo lo moderno en la musica El aumento de la influencia de Wagner en la musica y las ideas fue progresivo compositores como Gounod y Bizet ya habian empezado a introducir innovaciones armonicas wagnerianas en sus partituras y muchos artistas adelantados como el poeta Baudelaire elogiaban esa musica del futuro Mas adelante otros compositores franceses empezaron a adoptar la estetica wagneriana al por mayor en sus obras en particular Vincent d Indy Fervaal 1897 Emmanuel Chabrier Gwendoline 1886 o Ernest Chausson Le Roi Arthus 1903 Pocas de estas obras han sobrevivido ya que eran demasiado imitativas y sus autores estaban tan abrumados por el ejemplo de su heroe que a veces olvidaron preservar su propia individualidad 78 El desprecio por el genero de los partidarios de la opera wagneriana coincidio con otras dos causas de mas recorrido que llevaron al declive a la grand opera Cada vez se componian menos obras nuevas de gran formato con lo que el estilo paso de moda y las nuevas producciones que tambien exigian caros cantantes Les Huguenots por ejemplo se conoce como la noche de las siete estrellas debido a su exigencia de siete grandes artistas cada vez eran mas costosas y dificiles de amortizar Eso significaba que economicamente eran las apuestas mas arriesgadas y por ello las mas vulnerables y a los compositores no les atraian como desarrollo de nuevo repertorio Coincidio ademas con la desaparicion de muchas obras del genero del repertorio para dar paso a nuevas modas como por ejemplo las operas de estilo verista Esta fue la causa de que perdieran su lugar primero en la Opera de Paris sobre todo cuando muchos de los montajes originales se perdieron en el incendio de 1873 79 aunque habia otros teatros como el Theatre de la Gaite Lyrique que ya podian atraer a artistas de primera categoria y dar las viejas obras favoritas La Juive fue representada de forma regular alli y en 1917 se dedico una temporada completa a las antiguas obras mayores incluidas la opera de Halevy La reine de Chypre El siglo XX EditarDebussy Pelleas et Melisande Editar Mary Garden la interprete del estreno en una representacion de Pelleas et Melisande en 1908 Claude Debussy 1862 1918 tuvo una mas ambivalente y en ultima instancia mas fructifera actitud ante la influencia wagneriana Inicialmente abrumado por su experiencia de las operas de Wagner especialmente Parsifal mas tarde trato de liberarse del hechizo de la Old Wizard de Bayreuth La unica opera de Debussy Pelleas et Melisande 1902 muestra la influencia del compositor aleman en el papel central dado a la orquesta y la completa abolicion de la tradicional diferencia entre el aria y el recitativo Con un libreto de Maeternick De hecho Debussy se habia quejado de que habia demasiado cantado en la opera convencional y lo sustituyo por una fluida declamacion vocal amoldada a los ritmos de la lengua francesa La historia de amor de Pelleas et Melisande evita las grandes pasiones del Tristan und Isolde de Wagner en favor de un esquivo drama simbolista en que los personajes solo expresar sus sentimientos indirectamente El misterioso ambiente de la opera se ve reforzado por la orquestacion de una notable sutileza y poder sugestivo 80 Hasta la I Guerra Mundial Editar Los primeros anos del siglo XX vieron el estreno de dos operas francesas mas que aunque no al nivel del logro de Debussy lograron absorber las influencias wagnerianas sin perder el sentido de su individualidad Se trata de Penelope 1913 una austera obra de Faure sobre el drama clasico y de Ariane et Barbe bleue Bleue 1907 un drama colorista y simbolista de Dukas Gabriel Faure 1845 1924 abordo no menos de diez proyectos de opera antes de finalizar realmente uno casi siempre debido a que no acababan de convencerle los temas La musica incidental para Promethee 1900 un drama lirico con interludios hablados tuvo un gran exito y le permitio ensayar una nueva forma de acercamiento al genero Siete anos mas tarde Faure encontro un tema que le encanto y finalizo Penelope 1907 1913 un drama lirico En ella da una solucion personal al problema de la opera post wagneriana Penelope puede ser descrita como una opera de canciones 81 ya que no hace uso ni del esquema clasico de arias con recitativo ni tampoco de la melodia continua wagneriana sino mas bien una secuencia de cortos pasajes liricos sin repeticion unidos por ariosos y con menor frecuencia recitativo llano a veces sin acompanamiento Penelope por lo tanto cumple el reto de mantener un equilibrio entre las voces y la orquesta cuyo papel es importante porque proporciona un comentario sobre la accion a traves de varios hilos conductores en la forma del Pelleas et Melisande aunque ambas obras no se parecen en nada Al igual que Pelleas y Wozzeck Penelope supuso una solucion original pero como esas obras no tendra verdaderos sucesores Sin embargo Faure sentia demasiado disgusto por los efectos teatrales para poder crear una obra popular y aunque Penelope es una obra maestra es una obra maestra de musica pura 82 Dukas estreno con verdadero exito en 1907 Ariane et Barbe bleue Paul Dukas 1865 1935 ademas de compositor fue un importante critico que como tal habia realizado el peregrinaje a Bayreuth en 1886 y 1889 y asistido en Londres a la representacion del Ring en 1892 Dukas habia reflexionado en profundidad sobre la opera estudiando a Gluck Mozart Beethoven y sobre todo a Wagner 83 Dukas eligio un texto de Maeterlinck y comenzo la obra en 1899 dedicandose a ella durante casi ocho anos El estilo narrativo de Maeterlinck dio a Dukas libertad para el desarrollo sinfonico de una densa textura motivica Un buen ejemplo de su tecnica operistica son las seis variaciones escenicas de un tema en el acto 1 Su elaboracion armonica forman las notas fundamentales de una escala tonal y se corresponde en la accion con la apertura de seis puertas y el descubrimiento de seis tesoros de joyas Otras formas musicales construidas de la misma manera se suceden en toda la obra Tres preludios para orquesta anticipan la accion y el desarrollo motivico de cada acto Giselher Schubert a este respecto comento la idea de una partitura de opera concebida sinfonicamente conduce a formas musicales autonomas que estan sin embargo intimamente ligadas a la escena 84 El estreno en 1907 de Ariane et Barbe bleue supuso el reconocimiento internacional del compositor Traducida al aleman ese mismo ano al ingles en 1910 al italiano en 1911 tambien se hicieron adaptaciones para efectivos mas reducidos El estreno en Viena en 1908 dirigido por Zemlinsky desperto el interes del mismo Schoenberg y su circulo La crisis de entreguerras Editar Ravel compuso solo dos obras breves L heure espagnole 1911 y L enfant et les sortileges 1925 Los generos mas frivolos de la opera comique y la opereta prosperaban aun en manos de compositores como Andre Messager 1853 1929 y Reynaldo Hahn 1874 1947 De hecho para muchas personas luminosas y elegantes obras como estas representaban la verdadera tradicion francesa en contraposicion a la teutonica pesadez de Wagner Esta era la opinion de Maurice Ravel que escribio solo dos operas breves pero ingeniosas L heure espagnole 1911 una farsa ambientada en Espana y L enfant et les sortileges 1925 una fantasia ambientada en el mundo de la infancia en la que diversos animales y muebles toman vida y cantan 85 Un grupo de jovenes compositores que formaron el grupo conocido como Les Six compartian la misma estetica de Ravel Los mas importantes miembros de Les Six fueron Darius Milhaud Arthur Honegger y Francis Poulenc Milhaud fue un compositor prolifico y versatil que escribio en una variedad de formas y estilos desde las Operas minutes 1927 1928 ninguna de las cuales tenia mas de diez minutos de duracion a la epica Christophe Colomb 1928 en que utiliza un enorme e inusual numero de instrumentos asi como una compleja parafernalia dramatica incluida una pelicula para crear una fiel exposicion del misticismo catolico del poeta 86 Milhaud estaba muy influido por la riqueza textual de Claudel como refleja en su obra La Orestiada Otras operas suyas como Ariadna La liberacion de Teseo y David con texto de Boris Vian no aportan a la escena francesa elementos dignos de consideracion Si bien una de las aspiraciones declaradas del suizo Arthur Honegger 1892 1955 habia sido escribir nada mas que operas 87 consideraba que el teatro lirico estaba en declive y que incluso podia desaparecer Aun joven hizo algunos tempranos intentos Philippa 1903 Sigismond 1904 y La Esmeralda 1907 y la inacabada La mort de Sainte Almeenne 1918 antes de abordar su unica otra opera seria Antigone 1924 1927 una colaboracion con Cocteau con una traduccion muy condensada cuya musicalizacion fue innovadora por la ausencia de recitativos y su incorrecta acentuacion de las palabras que constante invertia la tradicional convencion de la prosodia francesa que trata la consonante de ataque como una anacrusa El lenguaje musical y la propia forma austera del trabajo hicieron que no fuera bien recibida Su colaboracion con Paul Valery sobre el melodrama Amphion 1929 le supuso un efimero exito Aunque mucho mas restringido armonicamente que Antigone muestra en su escritura melodica las mismas cualidades de distincion aunque delatando claramente cuales eran sus influencias Stravinsky Sin embargo la opereta que siguio Les aventures del roi Pausole 1929 1930 fue un tremendo exito con una primera produccion en el Bouffes Parisiens a la que siguieron mas de 500 representaciones La partitura es una mezcla de lo mejor de los estilos de opereta de Chabrier Gounod Lecocq Messager y Offenbach y tomo al publico y a la critica por sorpresa las memorables lineas melodicas son la causa principal de su encanto abandonadas ya las innovaciones declamatorias de Antigone Su otro trabajo como compositor de operetas incluye una colaboracion con Ibert en L aiglon 1936 1937 Honegger compuso mucho y frecuento muchos generos experimentando con una mezcla de opera y oratorio en obras como Le roi David 1921 y Jeanne d Arc au bucher Juana en la hoguera 1938 o con el ballets en Anfion 1931 y Semiramis 1933 1934 obras en las que el acento se pone mas en el aspecto teatral que en el puramente musical 88 Jacques Ibert en 1938 Jacques Ibert 1890 1962 se inicio en el genero componiendo una opera en 1921 Persee et Andromede ou Le plus heureux des trois que no fue estrenada hasta 1929 Conto como libretista con su cunado Nino con quien unos anos mas tarde hizo un intento de renovar la opera bouffe en Angelique 1926 estrenada en enero de 1927 que obtendra un gran triunfo y le permitio estrenar su obra anterior Compuso dos obras mas Le roi d Yvetot 1927 8 estrenada en 1930 y Gonzague 1930 estrenada en Monte Carlo en 1931 antes de abordar el genero en compania de su gran amigo Honegger Con L aiglon 1936 estrenada en Monte Carlo en 1937 Honegger e Ibert demostraron su capacidad de juzgar el espiritu de la epoca compuesta cuando en Francia gobernaba el Frente Popular el estilo de la opera era lo suficientemente accesible para atraer al gran publico y al mismo tiempo lo suficientemente sofisticado para no desilusionar a los admiradores de ambos compositores quienes dejaron constancia de la plenitud de sus recursos tecnicos Ambos repitieron experiencia con Les petites cardinal 1937 una opereta basada en un argumento de L Halevy que fue estrenada en Paris en enero de 1938 Ibert aun realizo una experiencia operistica mas esta vez para la radio Barbe bleue 1943 una opera bouffe que fue su ultimo acercamiento al genero Al igual que sus contemporaneos como Poulenc Milhaud y Henri Sauguet Ibert siguio el ejemplo de Chabrier en un intento de reactivarlas virtudes francesas melodias cortas de gran limpieza tonalidad clara texturas transparentes y frescura de inspiracion 89 Despues de la II Guerra Mundial Editar Francis Poulenc con Wanda Landowska Finalizada la II Guerra Mundial las expectativas de la opera como genero eran sombrias muchos teatros europeos habian quedado destruidos las companias se habian dispersado y habia escasez de medios y elementos esenciales Componer nuevas operas parecia una perdida de tiempo y durante unos anos los compositores escribieron tan solo operas de camara que resultaban baratas de producir como The Rape of Lucrecia 1946 con prestamos del terso clasicismo de Stravinsky el estilo neobarroco de Hindemith o las operas cortas de Les Six del Paris de los anos 1920 La tecnica dodecafonica se asento firmemente particularmente en la musica instrumental y componer obras escenicas dodecafonicas acabo por ahuyentar al publico y que dejaran de hacerse nuevos encargos En este ambiente trabajo Poulenc sin duda el compositor de opera de mas exito del grupo de los seis y el que renovo la escena francesa escribiendo alguna de las pocas operas posteriores a la guerra que consiguieron una amplia audiencia internacional Poulenc a pesar de que llego tarde al genero con la comedia surrealista Les mamelles de Tiresias una opera bufa estrenada el 3 de marzo de 1947 en la Opera Comique sobre un libreto de Apollinaire un drama surrealista que lleva implicito el mensaje de la necesidad de que nazcan ninos en Francia y del estimulo de la libido en las mujeres francesas preocupacion nacional que existe en Francia ya desde tiempos de Napoleon La obra es de una inventiva y creatividad desbordante donde transcurren vertiginosamente una serie de escenas fundamentadas todas ellas en el absurdo con personajes rayando en la locura En completo contraste la mejor opera de Poulenc Dialogues de Carmelites 1956 esta vez sobre un libreto de Georges Bernanos y estrenada el 26 de enero de 1957 en la Scala de Milan en mayo se presento en Paris es un drama de angustia espiritual acerca de la suerte de un grupo de monjas de un convento condenadas a muerte durante la Revolucion francesa 90 La obra de personajes casi exclusivamente femeninos se resuelve en una serie de escenas de muy corta duracion La belleza del texto desnudo y su profundo sentido religioso con una fusion perfecta y equilibrada entre musica y palabra Poulenc sigue simplemente como Debussy el antiguo principio de Monteverdi El estilo recitativo es cuando se habla cantando el lirico es cuando se canta hablando Schoenberg describe la obra como une syphonie pour grand orchestre avec acompangement d un voix de chant Su tercera y ultima opera La voix humaine 1958 una tragedia lirica en un acto para voz de soprano lirica y orquesta sobre la famosa obra de Jean Cocteau fue estrenada el 6 de febrero de 1959 en L Opera Comique de Paris La obra es un largo monologo de cerca de 45 minutos de gran patetismo una conversacion telefonica de una joven con su amante que la abandona La angustia la incertidumbre de la joven las interrupciones y los silencios mientras el amante habla al otro lado del telefono el pensamiento de suicidio la muerte final dan una gran fuerza dramatica a la obra Otro compositor despues de la guerra en atraer atencion fuera de Francia fue Olivier Messiaen un hombre como Poulenc devoto catolico El drama religioso de Messiaen Saint Francois de Assise 1983 exige enormes fuerzas orquestales y corales y dura mas de cuatro horas 91 una obra de proporciones ciclopeas y refinamiento exquisito San Francisco de Asis culminacion de la vida y obra del compositor sintesis de sus profundas creencias el interes permanente por el canto de los pajaros su brillante color sonoro y la rica densidad del lenguaje musical En el ultimo cuarto del siglo XX la opera francesa a pesar de los esfuerzos artisticos y los avances tecnologicos se tuvo que enfrentar a una gran crisis financiera Como en la mayor parte de paises las companias francesas estan ampliamente subvencionadas por el Estado so riesgo de desaparecer salvo en los Estados Unidos que viven del aporte de fundaciones privadas empresas comerciales y generosos donantes Sin embargo Francia abordo la construccion de nuevos teatros de opera en especial la Opera Bastille de Paris 1989 y la Opera de Lyon respondiendo al deseo de perfeccion acustica y a una estrategia politico cultural determinada que buscaba popularizar el genero El perfeccionamiento de las tecnicas de grabacion que permiten por vez primera una buena escucha de las obras en el domicilio y el intento de amortizacion con peliculas emisiones televisadas videos y CD de las grandes producciones han contribuido a la difusion mediatica de la opera aun asi centrada en unas elites cultivadas aunque cada vez mas el genero es tenido en cuenta por una burguesia intelectual Rene Leibowitz tres operas La Rumeur de l espace Circulaire de minuit inedita y Les Espagnois a Venise opera bufa estrenada en 1970 El siglo XXI EditarLa escena operistica francesa ha cambiado mucho a finales de siglo con la apertura del Teatro de la Bastilla Nuevos compositores como Philippe Manoury estrenan obras como 60th Parallele 1997 ambientada en un aeropuerto en el que los pasajeros que esperan su avion deben esperar a que remita una tormenta de nieve y estrenada en el Theatre du Chatelet o K 2001 sobre El Proceso de Kafka estrenada en la opera de la Bastilla Uno de los ultimos compositores de opera franceses es Pascal Dusapin 1955 que ya ha logrado estrenar un buen numero de obras Romeo amp Juliette 1989 Medea 1993 To Be Sung 1994 Perela Uomo di fumo 2003 y Fausto the Last Night 2006 su ultima obra en una noche y once escenas estrenada curiosamente por la opera de Lyon La mejor acogida por la critica fue Perela que con arias de apariencia belcantista de una belleza inexcusable con estallidos orquestales y el rico timbre del clave el organo o la bateria de jazz consigue crear un clima misterioso de gran dramatismo Y supone un clarisimo hito de la opera de nuestros dias en busca de si misma No intento reflexionar en particular acerca de la tradicion del genero ni reformularlo Lo que me interesa de la opera es precisamente la opera Es decir las pasiones y la posibilidad de la musica de reflejar esas pasiones dice el compositor 92 Otro autor que tambien logra estrenar es Philippe Fenelon Le chevalier imaginaire segun Cervantes en el Chatelet 1992 Salammbo segun Flaubert en la l Opera National de Paris 1998 y Les Rois segun Cortazar en la Opera National de Bordeaux 2004 Faust segun Lenau en el Teatro del Capitolio de Toulouse 2007 y la recientemente estrenada Judith 29 de noviembre de 2007 Los teatros de opera de Francia Gran Teatro de Burdeos opera de Estrasburgo opera de Marsella opera de Lille opera Garnier de Paris opera de Lyon ampliacion de Jean Nouvel opera de La Bastilla Paris Vease tambien EditarHistoria de la opera Cronologia de la opera francesa 1671 1781 Fuentes y referencias EditarLas fuentes generales utilizadas son las siguientes The Oxford Illustrated History of Opera ed Roger Parker OUP 1994 The Viking Opera Guide ed Amanda Holden Viking 1993 Opera A Concise History Orrey Leslie y Rodney Milne World of Art Thames amp Hudson ISBN 0 500 20247 6 Opera in Paris 1800 1850 Patrick Barbier edicion inglesa Amadeus Press 1995 The New Grove French Baroque Masters ed Graham Sadler Grove Macmillan 1988 Girdlestone Cuthbert Jean Philippe Rameau His Life and Work Dover paperback edition 1969 Notas Orrey pag 34 Orrey pag 45 Orrey pag 153 Orrey pag 204 Orrey pag 154 Ver Orrey pag 216 A singular destilacion de la esencia de Wagner Vease el capitulo Pelleas et Melissande o el no man s land del arte lirico de Historia de la opera de Rene Leibowitz 1957 Ed espanola de Taurus Humanidades 1990 Para conocer el funcionamiento del teatro y como eran esas regulaciones y su organizacion es muy util el libro Music and Theatre in France 1600 1680 de John S Powell editado por Oxford University Press en 2000 ISBN 978 0 19 816599 6 Oxford Illustrated pags 33 35 La nueva sala encargada da la medida de la ambicion de Mazarino entre cuatro y cinco mil plazas sobresalia por encima del atico y generaba un espacio escenico excepcional muy profundo capaz de recibir la mas imponente machinerie concebible en la epoca Esta caracteristica que dejo estupefactos a los parisinos explica el nombre de Salle des Machines muy pronto dado al teatro Vease el articulo sobre Cavalli en la Viking Opera Guide pags 189 94 Se cree que el rey y Lully danzaron al menos en cuarenta ballets juntos Rien n egalera l intimite la connivence existant entre Louis XIV et Jean Baptiste Lully le baladin et le bouffon de ses jeunes annees le surintendant et le potentat de la plus belle periode du regne Lully divertissait infiniment le Roi par sa musique et par la maniere dont il l executait lui meme par ses bons mots escribio Titon du Tillet Ver articulo Musique profane et pouvoir politique en France dans la premiere partie du regne de Louis XIV de Nathalie Jay 1991 Disponible en linea en 1 Op cit Powell pag 5 La Comedie Francaise fue fundada por letra real de Luis XIV el 21 de octubre de 1680 para fusionar los dos unicas troupes parisinas de la epoca la compania del Hotel Guenegaud y la del Hotel de Bourgogne El 25 de agosto los comediantes ya se habian unido para dar su primer estreno comun en que presentaron Phedre Racine y las Carosses d Orleans La Chapelle El acto real de union acordo concederles el monopolio de actuar en Paris un monopolio que los Comediens francais defenderan con celo a lo largo del XVIII en especial contra los Comediens italiens Al poco al darse cuenta de su incompetencia en asuntos financieros la comparten con dos asociados mas el marques de Sourdeac y Champeron que no tardaron en estafarles Cambert huyo a Inglaterra y Perrin fue encarcelado por las deudas contraidas La sala de la botella del juego de pelota El 8 de abril de 1672 todavia se presento otra obra de Robert Cambert Les Peines et les Plaisirs de l amour siendo el libretista Gabriel Gilbert A partir de esta obra solo se presentaran las obras de Lully Para Paris y donde el lo juzgue necesario para el y sus herederos que por cierto negociaron asperamente la cesion del privilegio en todo o parte a empresarios de provincia Pierre Gautier adquirio en 1684 la autorizacion para abrir una Academie de musique en Marseille y despues en anos siguientes se abrieron en Lyon Ruan Lille y Burdeos Lulli demanda au Roi qu il lui fit don du droit de faire seul les operas et d en avoir tout le profit avec tant de force et tant d importunite que le Roi craignant que de depit il ne le quittat dit a M Colbert qu il ne pouvoit pas se passer de cet homme la dans ses divertissements il falloit lui accorder ce qu il vouloit ce qui fut fait des le lendemain au grand etonnement de bien des gens et de moi particulierement qui scavois que M Colbert etoit d un sentiment tout oppose Las operas con otros libretistas fueron Psyche y Bellerophon Thomas Corneille y Bernard Le Bouyer de Fontenelle y Acis et Galatee y Achille et Polixene Jean Galbert de Campistron Vease Viking Opera Guide pag 589 Tras Cadmus et Hermione fueron las siguientes Alceste ou le Triomphe d Alcide 1674 Thesee 1675 Atys 1676 Isis 1677 Psyche 1678 Bellerophon 1679 Proserpine 1680 Persee 1682 Phaeton 1683 Amadis 1684 Roland 1685 Armide 1686 Acis et Galatee 1686 y Achille et Polixene 1687 esta ultima completada por Pascal Collasse French Baroque Masters pag 27 To judge of it it is not enough to see it on paper and read the score one must have seen the picture on the stage Girdlestone pag 111 Referencias generales para esta seccion se encuentran en el capitulo sobre Lully en French Baroque Masters de James R Anthony capitulo Lulli s Tragedie en musique en Girdlestone pag 104ff y en el articulo sobre Lully en elViking Para ejemplos vease Orrey pags 38 39 y 46 47 French Baroque Masters pp 6 7 Vease el capitulo sobre Charpentier de H Wiley Hitchcock en French Baroque Masters pag 73ff Charpentier es el autor de La sintonia de Eurovision la obertura orquestal de su Te Deum c 1690 Viking pag 204 Girdlestone pags 321 322 French Baroque Masters pp 28 29 Viking pag 181 New Grove Entrada Opera ballet de James R Anthony Vikingpag 595 96 French Baroque Masters pag 265 French Baroque Masters pag 266 Oxford Illustrated pag 64 Referencias generales para esta seccion Girdlestone passim capitulo sobre Rameau de Graham Sadler en The New Grove French Baroque Masters pag 207 y ss Jean Jacques Rousseau en sus Confessions cuenta de este modo el efecto de la primera representacion delante de la corte en Fontainebleau el 18 de octubre de 1752 On ne claque point devant le roi cela fit qu on entendit tout la piece et l auteur y gagnerent J entendis autour de moi un chuchotement de femmes qui me semblaient belles comme des anges et qui s entre disaient a demi voix Cela est charmant cela est ravissant Il n y a pas un son la qui ne parte du cœur Le plaisir de donner de l emotion a tant d aimables personnes m emut moi meme jusqu aux larmes et je ne pus les contenir au premier duo en remarquant que je n etais pas seul a pleurer Le lendemain Jelyotte m ecrivit un billet ou il me detailla le succes de la piece et l engouement ou le roi lui meme en etait Toute la journee me marquait il Sa Majeste ne cesse de chanter avec la voix la plus fausse de son royaume J ai perdu mon serviteur J ai perdu tout mon bonheur Se conocen como operas de rescate las obras en que el personaje principal esta en cautiverio y es liberado a lo largo de la accion Oxford Illustrated pag 91 94 114 118 articulo sobre Gretry en Viking Viking pag 846 Las razones por las que se dejo de lado todavia son inciertas Ibid Akal pag 24 y ss Girdlestone en el capitulo Rameau y Gluck pag 551ff a b Viking pag 371 Viking pags 375 76 Oxford Illustrated pags 75 77 Oxford Illustrated History of Opera pag 132 Oxford Illustrated pags 122 129 Vease la grabacion de esta opera de 2006 por Diego Fasolis Chandos Records Bartlet amp M Elizabeth Introduction to the edition of Mehul s opera Stratonice Pendragon Press 1997 p vii El Conservatorio de Musica fue creado por la Convencion Nacional mediante ley de 3 de agosto de 1795 16 de termidor del ano III La nueva estructura estaba administrada por un directorio compuesto de Gossec Mehul y Cherubini con Bernard Sarrette en el cargo de comisario encargado de la organizacion La ensenanza se limitaba a las disciplinas instrumentales particularmente cuerdas y vientos En 1800 Sarrette se hizo cargo de la institucion y las ensenanzas del Conservatorio se ampliaron al arte dramatico y la danza Para una historia del conservatorio ver la obra de Constant Pierre Le Conservatoire national de musique et de declamation documents historiques et recueillis ou reconstitues Imprimerie nationale Paris 1900 La nueva institucion abolidas las academias reales tenia como fin perfectionner les sciences et les arts par les recherches non interrompues par la publication des decouvertes par la correspondance avec les societes savantes et etrangeres suivre les travaux scientifiques et litteraires qui auront pour objet l utilite generale et la gloire de la Republique Loi sur l organisation de l instruction publique du 3 brumaire an IV 10 de octubre de 1795 El titulo se lo habria dedicado el marques de Condorcet en la La chronique de Paris del 1 de abril de 1793 despues de asistir a una representacion de Le jeune sage et le vieux fou David Cairns Berlioz the Making of an Artist Andre Deutsch 1989 p 220 Citado en las notas de Ates Orga del cuadernillo del CD de Ouvertures ASV 2002 David Charlton en la seccion sobre Mehul in The Viking Opera Guide ed Holden 1993 pag 644 Basil Deane Cherubini OUP 1965 Capitulo Uno Passim La opera Frenando Fraga y Blas Matamoro Ed Acento 1995 pag 27 En el estreno de esta obra en el Teatro de la opera en 1875 se utilizo por vez primera la iluminacion con gas Histoire des spectacles Encyclopedie de la Pleiade p 943 Por cierto antes de eso las pausas entre los actos en la opera daba tiempo para permitir la sustitucion de las velas de los candelabros Vease en 2 opera Traduccion espanola de Opera Komponisten Weke Interpreten Editado por Andras batta Editorial Konemann 2000 pag 64 Oxford Illustrated pp 135 137 Barbier pags 188 93 Una representacion de esta opera celebrada en Bruselas el 25 de agosto de 1830 dio la senal de la Revolucion belga y provoco la declaracion de independencia de la nacion La Musique romantique de Alfred Einstein Paris Gallimard 1959 p 147 Frederic Robert La Musique francaise au XIXe siecle 3ª ed Paris Presses Universitaires de France 1991 Collection Que sais je p 37 Oxford Illustrated pags 138 150 La obra fue adaptada al italiano con una traduccion del libreto de Achille de Lauzieres y Angelo Zanardini Fue reducida a cuatro actos y estrenada en La Scala de Milan el 10 de enero de 1884 Dos anos mas tarde Verdi decidio escribir una tercera version rescatando el primer acto y suprimiendo otras partes como el ballet obligado en una opera francesa Esta version se estreno en Modena el 26 de diciembre de 1886 y es la que se ha venido representando con mas frecuencia Viking pag 92 If only I could live till I am a hundred and forty my life would become decidedly interesting David Cairns Berlioz Volume 1 Andre Deutsch 1989 Volume 2 Allen Lane 1999 Vol 1 pag 14 Op cit opera Andras Batta Editorial Konemann 2000 pag 430 Oxford Illustrated pags 156 163 Leibowitz Carmen o la opera por excelencia pag 239 y ss La conocida anecdota de Bernard Shaw ilustra bien esto ya que para el una opera era la historia de una soprano y un tenor que quiere acostarse juntos y de un baritono que se lo impide Ibid Leibowitz pag 242 Ibid Leibovitz pag 255 Vease Le theatre libro del propio Charles Garnier editado por Hachette en Paris en 1871 El arquitecto de la obra Charles Garnier habria sido invitado las fuentes divergen en este punto aunque debio de abonar su asiento en el segundo palco Este incidente particularmente lamentable y muy satirizado por la prensa de la epoca une administration faisant payer a l architecte le droit d assister a l inauguration de son propre monument expresaba el rechazo de los nuevos gobernantes hacia los que de cerca o lejos habian servido al emperador caido ademas de la habitual ingratitud de los poderosos hacia los artistas Donald Brook Five Great French Composers Berlioz Cesar Franck Saint Saens Debussy Ravel Their Lives Barrie amp Jentkins 1947 Oxford Illustrated pags 164 68 Oxford Illustrated pags 164 66 El incendio que duro 27 horas acontecio en la noche del 28 al 29 de octubre de 1873 destruyo totalmente el edificio situado en la rue Lepetier en que desde 1820 estaba el Theatre National de l Opera Debussy de Paul Holmes Omnibus Press 1990 pags 56 68 Ver entrada en el New Grove de Jean Michel Nectoux Ver entrada en el new Grove de Jean Michel Nectoux ref gt Ver entrada en el New Grove de Jean Michel Nectoux Ver sus articulos La musique et la litterature 1892 L interpretation du drame lyrique 1894 Poemes et libretti 1895 y Le nouveau lyrisme 1903 The planned working out of a symphonically conceived opera score leads involuntarily to autonomous musical forms which are nonetheless intimately linked to the stage Citado en la entrada de Paul Dukas del New Grove de Manuela Schwartz con G W Hopkins Oxford Illustrated pags 285 311 312 Viking pags 667 68 New Grove entrada del compositor por Geoffrey K Spratt Viking pag 488 Es digno de notar que Honegger tenia mas simpatia por la musica de Alemania que los otros miembros de Les Six New Grove Entrada de Ibert de Alexandra Laederich Viking pags 792 95 Viking pags 654 56 Declaraciones a Diego Fischerman en Pagina 12 Viernes 28 de octubre de 2005 Bibliografia EditarSobre la opera francesa existe una ingente bibliografia obviamente en su mayoria en frances aunque hay mucha en ingles y bastante menos en espanol Obras generales sobre la opera 1869 Dictionnaire lyrique ou Histoire des operas contenant l analyse et la nomenclature de tous les operas operas comiques operettes et drames lyriques representes en France et a l etranger depuis l origine de ces genres d ouvrages jusqu a nos jours Felix Clement y Pierre Larousse Ed revisada Paris Bibliotheque des Introuvables 1999 XVI 1293 p Collection Opera et art lyrique ISBN 2 84575 000 5 1948 Cent operas celebres analyse du livret et de la partition Jean Chantavoine Paris Plon 1948 525 p 1990 L Opera et l opera comique Frederic Robert 2e ed Paris Presses Universitaires de France 1990 127 p Collection Que sais je 278 ISBN 2 13 043617 X 1991 L Opera et l opera comique Rene Dumesnil 4ª ed Paris Presses Universitaires de France 1981 128 p Collection Que sais je 278 ISBN 2 13 033967 0 1991 Tout l opera de Monteverdi a nos jours Gustave KOBBE Paris Robert Laffont 1991 III 1189 p Collection Bouquins ISBN 2 221 07131 X 1992 The New Grove Dictionary of Opera Stanley Sadie Ed Londres Macmillan 1992 XL 1296 XX 1315 XX 1371 XX 1342 p ISBN 0 333 48552 1 1995 Guide de l opera Harold D Rosenthal Ed revisada Paris Fayard 1995 968 p Collection Les Indispensables de la musique ISBN 2 213 59567 4 1998 Dictionnaire de la musique vocale lyrique religieuse et profane Marc Honegger y Paul Prevost Paris Larousse Bordas 1998 816 p ISBN 2 03 511336 9 dd Sobre la opera italiana en Francia 2006 Histoire de l opera italien en France 1725 1815 Heros et Heroines d un roman theatral Paris CNRS Editions 2006 Coleccion Sciences de la musique Series Etudes dd Sobre la opera en Francia en el siglo XIX 1833 Le Balcon de l opera Joseph Louis d Ortigue Paris Librairie Renduel 1833 XV 414 p 1925 Cinquante ans de musique francaise de 1874 a 1925 Volume I L Opera l opera comique l operette L Rohozinski Dir Paris Les Editions musicales de la Librairie de France 1925 XVI 395 p 1926 Notes d un amateur de musique Gerard de Nerval Paris Les Cahiers de Paris 1926 108 p Collection Les Cahiers de Paris 2e serie 1 1963 Le Theatre lyrique en France au declin du XIXe siecle In Histoire de la Musique Volume II Du XVIIIe siecle a nos jours Rene Dumesnil dir Roland Manuel Paris Gallimard 1963 XI 1878 p Collection Encyclopedie de la Pleiade ISBN 2 07 010404 4 p 766 779 1963 L Opera en France a l epoque romantique In Histoire de la Musique Volume II Du XVIIIe siecle a nos jours Rene Dumesnil dir Roland Manuel Paris Gallimard 1963 XI 1878 p Collection Encyclopedie de la Pleiade ISBN 2 07 010404 4 p 403 424 1984 Histoire de l opera en France Francis Claudon et al Paris Nathan 1984 191 p Collection Beaux livres ISSN 0757 8962 ISBN 2 09 297612 5 1990 The Paris Opera an encyclopedia of operas ballets composers and performers Growth and grandeur 1815 1914 Spire Pitou Londres Greenwood Press 1990 XXIV 1553 p ISBN 0 313 26218 7 0 313 27782 6 0 313 27783 4 Volume 1 A L Volume 2 M Z 1990 Le Nouvel opera Charles Nuitter Beziers Societe de musicologie de Languedoc 1990 257 p ISBN 2 905400 74 9 1996 D un opera a l autre hommage a Jean Mongredien Jean Gribenski et al Paris Presses de l Universite de Paris Sorbonne 1996 441 p ISBN 2 84050 063 9 1998 Le Theatre lyrique en France au XIXe siecle Paul Prevost Metz La Serpenoise 1995 VIII 356 p Collection La Lyre moderne ISBN 2 87692 193 6 dd Sobre la opera comique 1914 Les Createurs de l Opera comique francais Georges Cucuel Paris Alcan 1914 243 p Collection Les Maitres de la musique 1925 L Opera comique connu et inconnu son histoire depuis l origine jusqu a nos jours Emile Genest Paris Fischbacher 1925 351 p 1949 L Opera comique Martin Cooper Nueva York Chanticleer Press 1949 70 p Collection The World of music 7 1983 Histoire de l Opera Comique Jean Gourret Paris Albatros 1983 303 p 1995 Dictionnaire de l opera comique francais Francis Claudon Dir Paris P Lang 1995 531 p ISBN 3 906753 42 5 1998 L Opera Comique Michel Parouty Paris Asa Editions 1998 136 p ISBN 2 911589 40 8 2001 Le Theatre de l Opera Comique sous la Restauration enquete autour d un genre moyen Olivier Bara Hildesheim G Olms 2001 630 p ISBN 3 487 11273 6 dd Sobre la opereta 1968 Le Declin de l operette In Histoire de la Musique Volume II Du XVIIIe siecle a nos jours Rene Dumesnil dir Roland Manuel Paris Gallimard 1963 XI 1878 p Collection Encyclopedie de la Pleiade ISBN 2 07 010404 4 p 1408 1417 1974 Histoire de l operette en France 1855 a 1965 Florian Bruyas Lyon Emmanuel Vitte 1974 693 p 1974 L Operette Jose Bruyr 2ª ed Paris Presses Universitaires de France 1974 126 p Collection Que sais je 1006 1992 Histoire de l operette Claude Dufresne Paris Nathan 1981 175 p ISBN 2 09 284567 5 dd Enlaces externos EditarGenerales Uno de los sitios mas interesantes sobre los espectaculos escenicos antes de la Revolucion con muy buen informacion en frances e ingles es el de CESAR Calendrier electronique des spectacles sous l ancient regime et sous la revolution en https archive is 20120724145635 http www cesar org uk Otro sitio sobre los espectaculos escenicos del Antiguo Regimen ordenados cronologicamente en el Calendrier des spectacles sous l Ancien Regime 1601 1774 en https web archive org web 20070701041452 http www foires net cal cal shtml Sitio general sobre la opera con datos sobre compositores libretistas y lugares de estreno en OperaGlass en http opera stanford edu main html Un sitio sobre la opera francesa de Luis XIV a Luis XV en Ars Musica en http ahbon free fr Ars Musica html Sobre la opera barroca Le magazine de l opera baroque en http www operabaroque com Libretos del siglo XVII y XVIII en Baroque libretto en http baroquelibretto free fr Sobre compositores franceses de opera Sobre Moliere el sitio Tout Moliere en http www toutmoliere net index html Sobre Lully Le site Lully en https web archive org web 20080131191902 http lully ifrance com sommaire htm Sobre Rameau Le site Rameau en http jp rameau free fr Sobre Meyerbeer The Meyerbeer Fan Club en https web archive org web 20060512134147 http www meyerbeer com Sobre Charpentier Marc Antoine Charpentier le Musicien du baroque en http www charpentier culture fr fr index2 htm Datos Q662073 Multimedia French language operasObtenido de https es wikipedia org w index php title opera francesa amp oldid 130911731, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos