fbpx
Wikipedia

Escultura del Renacimiento

La escultura del Renacimiento se entiende como un proceso de recuperación de la escultura de la Antigüedad clásica. Los escultores encontraron en los restos artísticos y en los descubrimientos de yacimientos de esa época pasada la inspiración perfecta para sus obras. También se inspiraron en la naturaleza. En este contexto hay que tener en cuenta la excepción de los artistas flamencos en el norte de Europa, los cuales además de superar el estilo figurativo del gótico promovieron un Renacimiento ajeno al italiano, sobre todo en el apartado de la pintura.[1]​ El renacer a la antigüedad con el abandono de lo medieval, que para Giorgio Vasari «había sido un mundo propio de godos»,[2]​ y el reconocimiento de los clásicos con todas sus variantes y matices fue un fenómeno casi exclusivamente desarrollado en Italia. El arte del Renacimiento logró interpretar la Naturaleza y traducirla con libertad y con conocimiento en gran multitud de obras maestras.[3]

Características

 
Camafeo en ágata blanca, representando a Carlos I, obra italiana del siglo XVI.
 
Escultura ecuestre de Bartolomeo Colleoni realizada en bronce por Verrocchio.

La escultura en el Renacimiento tomó como base y modelo las obras de la antigüedad clásica y su mitología, con una nueva visión del pensamiento humanista y de la función de la escultura en el arte. Como en la escultura griega, se buscó la representación naturalista del cuerpo humano desnudo con una técnica muy perfeccionada, gracias al estudio meticuloso de la anatomía humana. En Italia convivieron por igual los temas profanos con los religiosos; no así en otros países como España y Alemania, donde prevaleció el tema religioso.[4]

El cuerpo humano representó la Belleza absoluta, cuya correspondencia matemática entre las partes se encontraba bien definida, y el contrapposto fue utilizado constantemente desde Donatello a Miguel Ángel. En esta época es cuando se dio prácticamente la liberación de la escultura del marco arquitectónico, los relieves se realizaron con las reglas de la perspectiva y se mostraban a los personajes con expresiones de dramatismo que llevaban a la sensación de gran terribilità en los sentimientos expuestos en las esculturas de Miguel Ángel, como en el rostro de su David.[5]

Un papel fundamental fue la figura del mecenas, representados por la iglesia y personajes de la nobleza que obtenían con su mecenazgo prestigio social y propaganda política, y abarcó todos los temas: religiosos, mitológicos, de vida cotidiana, retratos de personajes, etc.[6]

Reapareció con el Renacimiento la glíptica greco-romana, que se había olvidado casi por completo durante la Edad Media en la labra de piedras finas (salvo algunas muestras de arte bizantino), y desde el siglo XVI se labraron preciosos camafeos de gusto clásico, tan perfectos que, a veces, llegan a confundirse con los antiguos. No obstante, apenas si alcanzó a restablecerse el uso de los entalles de piedra fina, tan predilectos de las civilizaciones griega y romana. Estos pequeños relieves sirvieron como modelo, una vez agrandados, para la decoración por parte de escultores en grandes medallones para palacios de Italia y Francia.[7]

Materiales

La escultura del Renacimiento se sirvió de toda clase de materiales, principalmente del mármol, bronce y madera. El bronce compitió con el mármol principalmente en monumentos funerarios, fuentes y pequeñas esculturas para decoración de interiores, así como en estatuas ecuestres como la del condottiere Colleoni en Venecia. Las reproducciones de estatuillas en bronce tuvieron gran difusión en el Renacimiento, debido al gran número de coleccionistas. En Florencia fueron Antonio Pollaiolo (Hércules y Anteo) y Andrea del Verrocchio (Niño alado con pez) los iniciadores por encargo de los Médicis. Del taller de Leonardo da Vinci se conservan pequeños bronces con el caballo encabritado de una altura de 23 cm.[8]​ El escultor de Mantua Pier Jacopo Alari Bonacolsi, llamado Antico, se instaló en Roma para la ejecución de reducciones en bronce de mármoles antiguos.[9]

La madera fue utilizada en países como Alemania y España, donde la gran riqueza forestal y el trabajo tradicional de la madera policromada estaba muy arraigado; se empleó en la ejecución de imaginería religiosa, retablos y altares.[10]

La terracota fue empleada como material más económico; se utilizó terracota en color natural y policromada, como la empleada por Antonio Rossellino y su discípulo Matteo Civitali en la Virgen de la Anunciación en la iglesia de los Siervos de Lucca. El artista italiano Pietro Torrigiano realizó en España varias esculturas en barro policromado, algunas de ellas se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.[11]​ A Lucca de la Robbia, que siguió el estilo donatelliano, se le atribuye la invención del barro esmaltado que empleó en el tabernáculo de Santa María Novella de Florencia en combinación con el mármol para darle colorido a la obra, y después en tondos y en Madonnas; su taller seguido por su sobrino Andrea della Robbia realizó gran cantidad de obras de terracota esmaltada que se difundieron por toda Europa.[12]

Segundas riveras

Técnicas

 
Rapto de las Sabinas, del escultor de Flandes Giambologna, donde la composición se muestra en movimiento de espiral.

La técnica del tallado de mármol se recuperó en tiempos del Renacimiento con la perfección que había tenido durante el periodo clásico. A partir del Renacimiento se empleó el taladro manual o trépano para eliminar la piedra hasta una cierta profundidad. Esta herramienta se empleaba tanto si se hacía la escultura en talla directa, como a veces había hecho Miguel Ángel, como si se utilizaba el pasado de puntos de un modelo realizado en yeso, como normalmente hacían artistas como Giambologna, de quien se aprecian los puntos marcados en muchas de sus esculturas. Donatello empleó el método griego de trabajar el bloque en redondo, sin embargo Miguel Ángel lo tallaba desde un lado.[13]​ Así lo describió Benvenuto Cellini:

El mejor método empleado jamás por Miguel Ángel; después de haber dibujado la perspectiva principal en el bloque, empezó a arrancar el mármol de un lado como si tuviera la intención de trabajar un relieve y, de esta manera, paso a paso, sacar la figura completa.[14]

Para las obras en bronce se necesitaba la realización de la obra previamente en arcilla o en cera para su posterior fundición; después se cincelaba para suprimir los posibles defectos de la fundición, se pulía la superficie con abrasivos y a gusto del escultor se añadían las pátinas.[13]

La talla en madera, empleada sobre todo en el Norte de Europa y en España, se podía realizar también en talla directa sobre el bloque de madera con la ejecución de un boceto pequeño para su guía o con el modelo previo en yeso o arcilla, y también pasarlo por puntos como en el mármol.[13]

Composición

El Renacimiento adoptó los elementos básicos que había descrito Vitruvio, que sostenía:

... que la proporción de la forma humana había de servir de paradigma para las proporciones de las creaciones del hombre. Ya que la naturaleza ha diseñado al cuerpo humano de manera que sus miembros están debidamente proporcionados a la figura en su conjunto; parece que los antiguos tenían una buena razón para su regla, que dice que en los edificios perfectos los diferentes miembros deben guardar relaciones simétricas exactas con el esquema general en su conjunto.
D'Architectura (siglo I) Vitruvio

La composición de la figura humana se basó en la búsqueda de la perfección en la anatomía, sobre la que muchos artistas de esta época adquirieron verdaderos conocimientos con la práctica de disecciones para su estudio.[15]​ La primera escultura exenta renacentista que mostró la armonía del desnudo fue el David de Donatello durante el Quattrocento, en la que se apreciaba la influencia del estilo de Praxíteles con un ligero contrapposto para conseguir el equilibrio en la composición. Durante los siguientes años los conocimientos sobre la anatomía humana fueron adquiriendo una gran perfección, hasta llegar a un contrapposto pleno. Las expresiones de los rostros dejaron de ser hieráticas y ausentes para mostrar sentimientos interiores; la llamada terribilità renacentista (David de Miguel Ángel, hacia 1504). En los grupos escultóricos de carácter religioso se mostraba la combinación del naturalismo con una intensa expresividad, la serenidad florentina desapareció ante las pasiones que mostraban los personajes con sus caras deformadas por los gestos de desesperación y dolor, visibles en los Entierros de Cristo de Guido Mazzoni y de Niccolò dell'Arca.[16]​ La escultura fue evolucionando en su concepción y en las composiciones de sus grupos, hasta llegar a la serpentinata propia del manierismo, que se muestra claramente en obras como la Piedad florentina (Miguel Ángel) o el Rapto de las sabinas (Giambologna).[17]

 
Relieve de "Adán y Eva" por Ghiberti.
 
Busto-retrato de Giuliano de Médici por Verrocchio (1475-1478).

En el relieve se utilizaron la arquitectura y las recién adquiridas leyes de la perspectiva para componer los fondos de las representaciones, como en la célebre puerta del Paraíso de Ghiberti o en los relieves con la técnica de stiacciato para el altar de San Antonio en Padua realizados por Donatello. Se componían estructuras arquitectónicas como telón de fondo, igual que Giotto había hecho en sus pinturas protorrenacentistas. Algunas laudas de bronce italianas fueron transportadas a España, como la que se encuentra en la catedral de Badajoz de Lorenzo Suárez de Figueroa.[18]

La escultura flamenca junto con la de países germánicos se desarrolló con un realismo que se apreciaba en todos los detalles ornamentales, donde el trabajo escultórico se presentaba casi como una labor de orfebrería que se aplicó en los grandes altares realizados en madera. También en España, la influencia gótico-flamenca junto con la italiana se recogió en relieves, como el de una de las puertas de la catedral de Barcelona realizada por el escultor flamenco Michael Lochner y por Bartolomé Ordóñez de estilo italiano en el trascoro de la misma catedral. Los relieves alrededor de los sarcófagos solían representar escenas de la vida de los difuntos: su vida, milagros y martirio si eran religiosos, o la representación de batallas y hechos militares si eran personajes de la nobleza. Los monumentos funerarios fueron desarrollando diferentes fases de composición, desde la estructura tradicional de la losa funeraria o la estatua del yacente solitario en su sarcófago empleado en la época medieval, a las tumbas adosadas enmarcadas por elementos arquitectónicos a la manera de arco de triunfo, y con un resultado parecido a un retablo, donde en la calle central se encontraba la urna normalmente con la figura del yacente sobre ella y figuras alegóricas en las calles laterales. Finalmente se realizaban con la representación de los difuntos en actitud orante propios de España y Francia.[19]

Durante el Renacimiento se originó en España el estilo plateresco, que representó el cambio de las formas de decoración en los edificios con elementos escultóricos de estilo principalmente italiano, no solamente se realizó en la piedra de las fachadas sino también en madera y yeso en los interiores de los edificios, a base de relieves historiados y adornos vegetales típicos del primer Renacimiento (llamados «in candelieri») con grandes escudos heráldicos y putti a su alrededor.[20]

Los retratos en forma de busto siguieron siendo utilizados en el Quattrocento con la nueva concepción humanística que imponía la representación con gran parecido físico, pero también con la afirmación de la personalidad del retratado. Según Alberti, el artista debía «caracterizar pero también establecer relaciones armoniosas». Se realizaron en bronce, terracota policromada y mármol (Donatello, Verrocchio, Francesco Laurana).[21]

La estatua ecuestre de tamaño natural en bronce ya había sido tratada por los escultores romanos como el Marco Aurelio emplazado entonces en San Juan de Letrán; también los caballos de bronce de San Marcos de Venecia sirvieron de modelo para el Renacimiento italiano, y pueden considerarse inspiradores del Gattamelata de Donatello y del Colleoni de Verrocchio. Los estudios de Leonardo da Vinci conllevaron un cambio en la representación del caballo, que se colocó apoyado sobre sus patas traseras y en actitud de abalanzarse sobre el enemigo; la idea fue tomada probablemente de relieves de sarcófagos antiguos.[22]

Escultura italiana

La historiografía divide este período entre los siglos XV y XVI, en dos etapas que toman el nombre de Quattrocento y Cinquecento.

El Quattrocento. Escultores florentinos

 
Relieve sobre el Sacrificio de Isaac, de Ghiberti.

Mientras en el resto de Europa imperaba todavía el arte gótico, en Italia comienza en el siglo XV el Quattrocento o Renacimiento temprano. Es el momento en que triunfa el Hombre y la Naturaleza. La escultura va por delante de la arquitectura y de la pintura, desarrollándose vertiginosamente. Sus antecedentes tuvieron lugar en el sur de Italia, en la corte de Federico II, bajo cuya protección nació una escuela artística que traía ya luces anticipadas de lo que sería el Renacimiento del siglo XV. Fue la región de la Toscana durante el anterior periodo trecentista la que heredó esta nueva manera de hacer escultura en la figura de Nicolás Pisano, seguido por su hijo Juan Pisano, y después Andrea Pisano (primeras puertas de bronce del Baptisterio de Florencia) y Nino Pisano.

 
Púlpito del baptisterio de Pisa, de Nicolás Pisano, precursor del Renacimiento en Italia.

Nicolás Pisano (firmaba sus obras con este apelativo), cuyo nombre era Nicolás de Puglia, llegó desde esta región del sur de Italia (llamada en español Apulia) a establecerse en Pisa (Toscana). En Pisa (como en la mayoría de las regiones de Europa) se mantenía todavía el arte románico y se empezaba a emplear el gótico. Nicolás Pisano recibió el encargo de labrar el púlpito del baptisterio de la catedral de esta ciudad. Lo hizo siguiendo las nuevas corrientes aprendidas en Apulia sobre todo haciendo hincapié en la forma clásica del Hércules desnudo. Esta obra, el púlpito, está considerada como precursora del Renacimiento italiano.[23]

Tras estos antecedentes, será la ciudad de Florencia (ciudad próspera en estos momentos, con la poderosa familia de los Medici, mecenas y promotores del arte), la que tome el protagonismo en la figura de su mejor representante: Lorenzo Ghiberti. A partir de este momento ya no se detectará ningún atisbo ni lastre medieval. La escultura florentina será durante siglo y medio la dominadora del retrato de busto, del ecuestre, del relieve y del bulto redondo. El material empleado por excelencia en este periodo fue el mármol seguido del bronce.

Ghiberti, Donatello y Jacopo della Quercia como los mejores, seguidos por los della Robbia, Verrocchio, Antonio Pollaiuolo y Agostino di Duccio, formaron el grupo de grandes escultores de la escuela florentina del Quattrocento.

 
El David de Donatello.

Esta etapa del Quattrocento comenzó con la obra escultórica de los relieves de las puertas del Baptisterio de Florencia realizados por Lorenzo Ghiberti, un joven escultor de veinte años. El Baptisterio ya tenía dos puertas labradas por Andrea Pisano en 1330, y en 1401 se convocó un concurso para las otras dos restantes. El concurso fue ganado por Ghiberti (en competición con Brunelleschi), terminando la primera de las dos puertas en 1424; su trabajo fue admirado y muy bien considerado, por lo que la ciudad le encargó la segunda puerta. Invirtió unos veinte años en labrar cada una; fue prácticamente la obra de su vida. Esta segunda puerta hecha por Ghiberti y cuarta del baptisterio es la conocida como Puerta del Paraíso, bautizada así por Miguel Ángel y considerada uno de los hitos del Quattrocento.

El segundo gran escultor de este periodo fue Donatello, diez años más joven que Ghiberti. Fue mucho más polifacético en su obra, concentrándose sobre todo en la figura humana. Donatello es tenido en la Historia del Arte como el precursor de Miguel Ángel y es, en verdad, un artista independiente, fogoso y realista. Su mayor interés fue la figura humana en las distintas edades, abarcando toda clase de tipos, gestos variados y expresando en su obra los estados espirituales más heterogéneos. Por otra parte, se considera a Donatello como un gran experto en el tema infantil, sobre todo en la expresión de la alegría de los niños (tribunas de las catedrales de Florencia y Prato). En la escultura de bulto redondo Donatello difundió el retrato renacentista del busto cortado horizontalmente por el pecho y no sobre pedestal (como era costumbre en la escultura romana). Ejemplos: Busto de Antonio de Narni que lleva un gran camafeo al cuello; busto en terracota de San Lorenzo, representado como un joven diácono, en la Sacristía Vieja de San Lorenzo en Florencia. Esta manera de presentar los bustos-retrato fue adoptada por los escultores del Renacimiento y llegó casi hasta época barroca. En el siglo XVI el busto se fue alargando hasta ser cortado por la cintura. También dentro de la escultura de bulto redondo, Donatello fue el precursor de la figura a caballo (en bronce) en homenaje a un gran personaje y dispuesta en el centro de una plaza pública. La primera estatua ecuestre de Donatello fue la conocida como Gattamelata (condottiero Erasmo de Narni).[24][25][26]

 
Fuente Gaia en Siena.

Jacopo della Quercia (muerto en 1438) es el tercer gran escultor de esta escuela florentina y el único del grupo que no es natural de Florencia sino de Siena. Pertenece a la generación de Ghiberti. Su estilo es grandilocuente y masivo, en contraste con el estilo detallado de Ghiberti. Su obra maestra fue la portada central de San Petronio, en Bolonia, que comenzó en 1425. Se trata de una serie de relieves representando el Génesis y la infancia de Jesús, con bustos de profetas y la imagen de la Virgen de San Petronio. En sus relieves domina la monumentalidad y el tratamiento de hercúleos desnudos, anticipándose al estilo de Miguel Ángel. Jacopo della Quercia es el autor de la Fuente Gaia de Siena, de las tumbas de Ilaria del Caretto en Luca y de Galeazzo Bentivoglio en Bolonia.

El grupo de la familia de la Robbia está encabezado por Luca della Robbia (muerto en 1482), que se dedicó casi por completo al tratamiento de la infancia y juventud de la figura femenina. Luca creó escuela en la que introdujo la técnica del barro vidriado, que fue apareciendo en los más diversos temas, desde el pequeño relieve hasta el retablo con copiosas figuras. También trabajó en mármol y en bronce. Andrea della Robbia, sobrino de Luca, fue el mejor dotado de sus seguidores.[27]​ Es el autor de los tondos (medallones circulares) de niños labrados en el Spedale degli Innocenti de Florencia. El último del grupo fue Giovanni della Robbia, que no sólo era escultor, sino también decorador y, en ocasiones, alfarero.[28]

 
Lorenzo de Medici, por Verrocchio.

Andrea del Verrocchio (1435-1488) estuvo muy influenciado por las obras de Donatello hasta el punto de repetir alguno de sus temas, como el David en Florencia o la estatua ecuestre del condottiere Colleone en Venecia (ambas de bronce). Verrocchio se caracteriza por su profundo estudio anatómico. Antonio Pollaiuolo fue también un buenrepresentante florentino de la interpretación de la energía corpórea y del movimiento violento. Su obra maestra en este estilo es Hércules y Anteo, guardada en el Museo de Bargello. Agostino di Duccio (1418-1481) fue también un seguidor de Donatello, imitando su famoso schiacciato,[29]​ sobre todo en la decoración de la fachada del oratorio de San Bernardino en Perugia y en el templo Malatestiano de Rímini.

Otro gran escultor que trabajó en Módena fue Guido Mazzoni (muerto en 1518), cuya obra en su mayoría fue hecha en barro cocido pintado, técnica que estaba en estos momentos en gran auge. Una de sus composiciones más famosas fue el Llanto sobre Cristo muerto para la iglesia de San Juan de Módena, que a su vez debió influir en la obra del mismo título elaborada por Juan de Juni en 1463, a raíz de un viaje a las ciudades de Bolonia, Módena y Florencia.

Cinquecento

El Cinquecento o pleno Renacimiento se desarrolló a lo largo del siglo XVI con características diferenciadas en cada una de las dos mitades del siglo, dominando el clasicismo en la primera y el manierismo en la segunda. Supuso el triunfo de las experiencias del Quattrocento. Una de sus características principales es el gusto por la grandiosidad monumental, teniendo siempre presente el hallazgo del Laocoonte y sus hijos clásico, descubierto en 1506. Mientras los artistas del Quattrocento crearon escuela en Florencia, los artistas del Cinquecento crearon sus obras y desarrollaron su arte principalmente en la ciudad de Roma, que pasó a ser el centro artístico del nuevo siglo. Florencia se mantuvo como ciudad renacentista importante, y se siguieron haciendo obras maestras de arte en la capital toscana durante este período, como el David, los sepulcros de las Capillas de los Médici, el Perseo de Cellini, etc. El artista representativo de este periodo es Miguel Ángel, personaje de gran fuerza y personalidad.

 
El David de Miguel Ángel.

Miguel Ángel Buonarroti, discípulo también de la escuela florentina, resume en su persona casi todo el arte escultórico de su época en Italia (años 1475-1564). En los primeros treinta años de su vida conservó su cincel algunas tradiciones del siglo XV produciendo obras moderadas y bellas aunque vigorosas. A esta primera época se deben sus ponderadas esculturas de la Madonna de Brujas y la Piedad con algunos Bacos y Cupidos y el David de Florencia. Pero desde el año en que los papas comenzaron a encargarle la construcción de grandiosos monumentos, creó un estilo gigantesco, vigorosísimo, lleno de pasión, independiente y llamado de terribilità excepcionalmente suyo. De este género son las esculturas de los sepulcros de los Médici en la capilla de estos en Florencia (de Julián y su hermano Lorenzo, cuya estatua sedente se conoce con el nombre de Il Pensieroso por su actitud pensativa) y las estatuas que preparaba el artista para el sepulcro del Papa Julio II sobre todo el famoso Moisés que halla en la basílica de San Pietro in Vincoli.

Sansovino (su nombre propio es Andrea Contucci) fue un artista educado entre los artistas florentinos que se manifiesta en sus esculturas amante de la forma exterior, de la anatomía y del clasicismo, sobre todo en las estatuas que decoran los mausoleos de los cardenales Ascanio Sforza y Girolamo Basso della Rovere en la iglesia de Santa María del Popolo, aparte de otras en Florencia y Venecia. Su discípulo Jacobo Sansovino trabajó principalmente en Venecia, siendo el gran difusor de la obra de Miguel Ángel. Una de sus mejores obras escultóricas es el Baco.[30]

 
Perseo de Cellini.

Benvenuto Cellini fue, además de escultor, un gran orfebre. Su obra monumental en bronce de Perseo con la cabeza de Medusa fue un símbolo del triunfo de la familia Medici sobre la República florentina. Es el autor del Cristo de mármol del monasterio de El Escorial.

Bandinelli y Ammanati fueron dos escultores contemporáneos de Cellini que esculpieron para la plaza de la Señoría de Florencia las monumentales estatuas de Hércules y Caco y Neptuno. Los dos Leoni, Leone y Pompeyo (padre e hijo) fueron grandes fundidores en bronce y trabajaron principalmente en España, durante el reinado de Felipe II.

Manierismo

El término manierismo se refiere a un estilo de características propias dentro del Renacimiento. Se dio a lo largo de siglo XVI, especialmente a partir de 1520.[31]​ La característica que mejor lo define es la constante búsqueda de lo no convencional junto con la destrucción de un equilibrio lógico aplicando líneas o posturas deformantes, algo que a primera vista puede ser desconcertante para el espectador. Es el rechazo del equilibrio adoptando posturas forzadas.

 
Piedad florentina de Miguel Ángel.

En el manierismo la escultura rehusó el clasicismo buscando formas curvilíneas y dinámicas, la llamada serpentinata o composición de curva y contra curva en que los cuerpos giraban en sí mismos, en espacios estrechos y a veces con escorzos muy pronunciados.

En Italia, la escultura manierista está representada por Juan de BoloniaAquí debiera incluirse el Rapto de las Sabinas de Gianbologna o Juan de Bolonia, citada más arriba como renacentista, Benvenuto Cellini y Miguel Ángel, uno de cuyos mejores ejemplos es la Piedad florentina donde el Cristo se muestra con postura serpentinata.[32]

Se difundió este estilo por Europa gracias a la extensa colección de grabados, y sobre todo en el terreno escultórico en la profusión de pequeños bronces venidos de Italia. Así se desarrolló en las cortes europeas de Francisco I en Fontainebleau con Francesco Primaticcio, que fue el encargado de traer copias de antigüedades desde Roma.[33]​ También se desarrolló en la corte de Rodolfo II en Praga, y de Felipe II en El Escorial, donde la corrección académica caracterizó el estilo del manierismo empleado por los Leoni.[34]​ Influenciado por Miguel Ángel, Gaspar Becerra impuso su estilo manierista en el retablo de la catedral de Astorga, y es en Valladolid, donde se encontraba además de Becerra Juan de Juni, donde se realizó más escultura de este tipo clásico-heroico.[35]

Escultura francesa

 
Memorial de René de Chalon en Bar-le-Duc obra de Ligier Richier.

El interés político de los reyes de Francia por asentar sus dominios en tierras italianas tuvo consecuencias culturales, ya que fueron varios los artistas italianos que a partir de la segunda mitad del siglo XV se establecieron en la corte francesa, siendo Francisco I el principal mecenas de estos artistas, entre los que se encontraba Leonardo da Vinci. Hacia 1460 se estableció en Provenza el escultor Francesco Laurana, al que se considera el introductor del Renacimiento en Francia, que trabajó sobre todo en la parte sur del país. Una de sus esculturas más conocidas es el sepulcro de Carlos IV de Anjou en la catedral de Le Mans.[36]

Uno de los temas más tratados en la escultura francesa de esta época es el del Santo Entierro y los monumentos sepulcrales donde la figura del yacente es tratada con gran realismo. Se representa el difunto como cadáver o incluso en esqueleto; en el momento de la transición, como es el caso del de Juana de Borbón en el Louvre. De este tipo son dos obras realizadas por Ligier Richier con policromía en blanco, negro y gris: el Memorial de René de Chalon en Bar-le-Duc en el que el esqueleto parcialmente descarnado tiende un corazón hacia el cielo; y el demacrado cuerpo yacente de Felipa de Güeldres en la Iglesia des Cordeliers de Nancy. Esta alegoría de la resurrección de los muertos llega mediante el camino de la «terribilità» italiana y del desvelamiento del interior del cuerpo, aunque no presente una anatomía perfecta a los ojos de la ciencia.[37]

Con la influencia del hacer italiano se destaca Michel Colombe, escultor de la Reina Ana de Bretaña a principios del siglo XVI y que realizó por encargo suyo el sepulcro de sus padres, el duque Francisco II y Margarita de Foix en la catedral de Nantes. En las figuras yacentes del sepulcro todavíase aprecian rasgos góticos, no así en los elementos decorativos y en cuatro figuras de las Virtudes de tamaño natural colocadas en los ángulos del monumento funerario.

 
Las Cuatro Estaciones de Jean Goujon, (c.1547) (Musée Carnavalet, París).

Su sobrino Guillaume Regnault, también escultor, le sucedió en el cargo como escultor de la Reina. Su obra maestra son las estatuas yacentes del consejero real Louis Porcher y su esposa, hoy en el Museo del Louvre.[38]

También a principios del siglo XVI, Jean Goujon (llamado el Fidias francés) inició sus trabajos en Ruan, y en 1544 acudió a París para ser nombrado escultor real en 1547, donde realizó numerosos encargos como las alegorías de Las Cuatro Estaciones, las Ninfas, unas Cariátides para la tribuna de los Músicos y realizó los signos del Zodíaco para el antiguo ayuntamiento de París. Por estos mismos años Germain Pilon realizó numerosos monumentos funerarios con gran influencia de Miguel Ángel, entre los que descuella el Cristo Resucitado con figuras de los guardianes, un grupo para la capilla de Enrique II conservado en el Museo del Louvre, cuyas figuras están inspiradas en composiciones pictóricas como el José de Arimatea de Rosso Fiorentino. El Cristo muerto se asemeja a los grabados de Parmigianino, pues las figuras buscan las diagonales y los escorzos son espectaculares, con los pliegues de los vestidos apretados y muy delgados, recordando los relieves de la antigüedad clásica. Fiel seguidor suyo fue su discípulo Bartolomé Prieur, quien trabajó al servicio de Enrique IV de Francia. Pierre Puget, llamado el «Bernini francés», fue ya un escultor tardío del Renacimiento; sobresalió su obra Milón de Crotona.[39]

Escultura española

 
Retrato del escultor Juan Martínez Montañés, de Velázquez. La pintura fue realizada entre los años 1635 y 1636, mientras el escultor estaba trabajando en el busto de Felipe IV de España que se utilizaría para la estatua de la Plaza de Oriente de Madrid.

Las ideas y formas escultóricas del Renacimiento italiano penetraron en España con los artistas florentinos que fueron a trabajar a la corte española durante el siglo XV, y siguieron extendiéndose con la obra de artistas de varias nacionalidades y de algunos españoles que aprendieron en Italia desde los últimos años de dicho siglo. Sin embargo, el nuevo estilo no logró implantarse con firmeza hasta el advenimiento del Rey Carlos I de España al trono, a principios del siglo XVI.[40]

Ya en 1339 había llegado a Cataluña el arte de los pisanos con el sepulcro de Santa Eulalia en la catedral de Barcelona, labrado por Lupo di Francesco, aparte de algunas otras influencias arriba descritas. Casi un siglo después se labraron en el trascoro de la catedral de Valencia algunos relieves por el florentino Giuliano, discípulo de Ghiberti, junto con otros de mano española. Pero estos ensayos y tentativas quedaron aislados hasta la llegada de otros maestros de la escuela florentina a finales del siglo XV y principios del siguiente.

 
Sarcófago del príncipe Juan del escultor Domenico Fancelli.

La escultura renacentista se hizo presente a través de tres vías distintas: Escultores italianos mandados llamar por los mecenas y que realizaron sus obras en España; obras importadas, procedentes de los talleres italianos; primera generación de artistas españoles. En el primer grupo se encuentran los escultores Domenico Fancelli, Pietro Torrigiano y Jacopo Florentino, también llamado el Indaco.[41]

Entre las obras encargadas a Italia sirvan de ejemplo el San Juan del taller de Miguel Ángel para la ciudad de Úbeda y unos cuantos relieves del taller de la familia Della Robbia.

En cuanto a los artistas escultores españoles, la primera generación estuvo compuesta por Vasco de la Zarza (trascoro de la catedral de Ávila), Felipe Vigarny (retablo mayor de la catedral de Toledo), Bartolomé Ordóñez (sillería del coro de la catedral de Barcelona) y Diego de Siloé (sepulcro de don Alonso Fonseca en Santa Úrsula de Salamanca).[42]

Entrado ya el segundo tercio del siglo XVI y siguiendo hasta el año 1577, sobresalieron Alonso Berruguete y Juan de Juni; este último de origen francés y con taller en Valladolid, autor de los retablos mayores en las iglesias de Santiago y la Antigua, así como de muchas otras obras que se encuentran en Segovia, Ciudad Rodrigo y otras poblaciones de Castilla. Surgieron también otros grandes maestros del Renacimiento español que siguiendo las normas italianas supieron dar a sus obras un carácter puramente español, creando escuela en las distintas regiones del ámbito nacional.

El tercer tercio llegó con el gusto clasicista. Trabajaron en la corte del emperador Carlos los dos escultores italianos Leoni (Leone y Pompeyo, padre e hijo) con la fundición en bronce de las estatuas de Carlos I, de Felipe II y de otras personas de la Real Familia.

Plateresco

 
Palacio de los duques de Medinaceli en Cogolludo (Guadalajara).

Dentro del Renacimiento es una variedad puramente española, que se corresponde con el estilo manuelino portugués. Se llama también Gótico isabelino o estilo Reyes Católicos, por haber empezado con el reinado de estos monarcas, aunque se extiende hasta los tiempos de Felipe II. El término plateresco suele emplearse para la arquitectura, pero como es un arte puramente decorativo y de ornamentación escultórica, puede tener cabida aquí en este pequeño apartado.

 
Fachada lateralplateresca del Ayuntamiento de Sevilla.

Se caracteriza por mantener ciertos componentes góticos y mudéjares dentro del hacer renacentista. Las fachadas se esculpen como si fueran retablos, y junto al almohadillado típico del Renacimiento se muestran las columnas abalaustradas con grutescos y llenas de decoración y ventanas de tradición goticista. Proliferan los tondos o medallones y los escudos colocados en las claves de las bóvedas y en las enjutas de los arcos. Se trata de un género muy decorativo. Alcanzó su mayor exuberancia en Andalucía. Un buen ejemplo puede ser la fachada del Ayuntamiento de Sevilla por Diego de Riaño.[43]

Escultura alemana

 
Detalle de San Sebastián, escultura en madera policromada de Riemenschneider.

La prosperidad de las ciudades germánicas se afianzó con el alargamiento de la época gótica, produciéndose en los primeros decenios del siglo XVI la introducción de la escultura renacentista con la influencia de la escuela florentina italiana. La mayor parte de esta escultura se realizó en madera, por la gran riqueza forestal de sus regiones y con una magnífica policromía y dorado. A los escultores alemanes les costó abandonar los ropajes góticos y que sus personajes adquiriesen el espíritu clásico, así se puede ver claramente en las obras de Veit Stoss, en el retablo de la Virgen en Santa María de Cracovia, en los relieves de la catedral de Bamberg o en la Anunciación del Rosario en la iglesia de San Lorenzo de Núremberg. También en el mismo estilo se encuentran las esculturas de Tilman Riemenschneider, obras extraordinarias como el Altar de la Anunciación de la iglesia de Creglingen.[44]

Como «mundo esculpido» se conoce el carácter que adoptó la escultura en los países germánicos durante la segunda mitad del siglo XV, que puede verse en los grandes polípticos de altar de algunas iglesias y catedrales alemanas. Se trata a menudo de altares de dos y hasta cuatro hojas totalmente esculpidas, con agujas y altos pináculos que albergan, en su parte central, la «caja», con una escena religiosa. Vasari, conocedor del estilo alemán, decía sobre él:

(...) paciencia y sutileza grandísima... los escultores operan continuamente de guisa que reducen las cosas a tanta sutileza que dejan pasmado al mundo.
 
Caja central del altar de Blaubeurer obra de Michel Erhart.

Michel Erhart de Ulm consiguió un gran control estilístico. Su obra más puntera es el altar del monasterio benedictino de Blaubeurer (Baden-Wurtemberg) donde se pueden apreciar en la caja cinco grandes esculturas policromadas. En los territorios periféricos germánicos, al sur del Tirol trabajó el escultor Michael Pacher; entre sus obras se destaca el altar mayor de San Wolfgang, de once metros de altura y donde se combina magistralmente la pintura con la escultura.[45]

La escultura alemana tuvo corta vida en la época del Renacimiento. Descolló como escultor Peter Vischer junto con otros miembros de su familia inspirados más directamente en el Quattrocento italiano, como se ve en el sepulcro de San Sebaldo (1507-1519) en Núremberg, así como su participación en el mausoleo del emperador Maxiliano en Innsbruck, que debía agrupar a cuarenta estatuas de tamaño mayor del natural y cien estatuillas menores con cuarenta bustos de emperadores. De este trabajo solo se llegó a realizar una tercera parte, y las esculturas realizadas fueron fundidas en bronce. También intervino en esta obra Alberto Durero, para la que diseñó la Cabeza del Rey Arturo y realizó la escultura de cuerpo completo Vischer, con la decoración y la armadura en estilo medieval, pero con el claro contrapposto de un héroe de la Antigüedad.[46]

Escultura en los Países Bajos

 
Detalle de la tumba de Margarita de Austria en Bourg-en-Bresse, realizado por Conrad Meit.

En los Países Bajos se habían desarrollado y consolidado completamente las actividades artísticas durante el período gótico a niveles muy altos, lo que hace comprensible que fueran reacios a admitir otros criterios. Así pues, fue tardía la aceptación del nuevo estilo que venía de Italia y las decoraciones góticas se mantuvieron aún durante largo tiempo. En la realización de retablos, sillerías de coro y mobiliario religioso con escultura incluida, se utilizó la talla en madera, en los que se elaboraron los elementos renacentistas al estilo de los realizados en la parte lombarda de Italia.

 

En 1507 se convierte en gobernadora de los Países Bajos Margarita de Austria, en nombre de su sobrino Carlos I, creando una corte de tipo humanista en Malinas. Margarita era una gran coleccionista de arte y toma a su servicio todo tipo de artistas, entre ellos el escultor Conrad Meit, nacido en Worms, el cual trabaja en el arte del retrato y de pequeñas estatuillas de madera de boj o bronce. A él le encargó Margarita la realización de las figuras «en vivo y en tránsito» de su marido Filiberto el Hermoso, el de su madre María de Borgoña, y el suyo propio para la iglesia de Brou de Bourg-en-Bresse.[47]

El belga Herman Glosencamps construyó las esculturas decorativas de la chimenea de las Casas Consistoriales de Brujas. En Utrecht se encuentran varias estatuas debidas al escoplo de Uries y Kéyser, en las que el naturalismo renacentista es apreciable en los detalles anatómicos y en los plegados de las vestiduras, admitiéndose de manera plena el nuevo estilo en la segunda mitad del siglo XVI.

Jacques du Broeuq, maestro de Juan de Bolonia, fue nombrado arquitecto y escultor de la corte por María de Austria, hija de Carlos I de España, para la querealizó numerosas obras; entre ellas resalta un conjunto de esculturas en alabastro para el coro de Sainte-Waudru de Mons. Sus relieves se acercan a los escultores italianos contemporáneos, y se aprecian rasgos clasicistas en los pliegues de sus ropas, al estilo de la estatuaria antigua. En los relieves de mayor tamaño como el de la Resurrección se muestra a los personajes con unas siluetas alargadas y casi de bulto redondo muy acusado.

La obra del escultor y arquitecto Cornelio Floris de Vriendt se manifestó con gran semblanza a lo italiano en la fachada del ayuntamiento de Amberes, en los sepulcros de los reyes de Dinamarca y los duques de Prusia en Königsberg, y en la decoración del coro de la catedral de Nuestra Señora Tournai, realizado con un gran parecido al estilo de Andrea Sansovino.[48]

Escultura inglesa

 
Monumento funerario de Shakespeare en Holy Trinity Church, de Stratford, por Gerard Johnson.

La escultura inglesa del siglo XVI se deriva de la italiana, siendo de este último país los más notables artistas que trabajaron en Inglaterra. Los monarcas, para animar la vida artística, ejercieron una función muy importante a la hora de desarrollar este movimiento artístico. Entre los primeros y principales escultores italianos figuró Pietro Torrigiano, a quien se debe el sepulcro de Enrique VII e Isabel de York. Está realizado en mármol y bronce dorado, con las figuras yacentes de los monarcas y en cada ángulo del sepulcro unos ángeles que sostienen los escudos de armas; se encuentra en una capilla de la abadía de Westminster en Londres. En 1511 esculpió el sepulcro de Margarita Beaufort, madre de Enrique VII. De 1516 data el sepulcro del archivero real, John Young, a quien también representó en un busto conservado en la National Portrait Gallery de Londres.

También le fue encargada por Enrique VIII su propia sepultura y la de su esposa Catalina de Aragón en 1518. A pesar del viaje del escultor a Italia para contratar ayudantes, se desconocen los motivos por los cuales no llegó a realizar la obra y abandonó la corte inglesa para instalarse en España en 1525. Este sepulcro se realizó finalmente entre 1524 y 1528 por el escultor italiano Benedetto da Rovezzano.

Con la implantación de la reforma protestante se suprimió en Inglaterra la escultura religiosa, y también el contacto con todo lo que pudiera venir de Italia por identificarlo como una vía de influencia papal. Sólo en los soberbios panteones y en estatuas conmemorativas de personajes tuvo desde entonces alguna vida el arte plástico, como el realizado por el inglés Richard Parker para la tumba del conde de Rutland (1543) en Bottesford.[49]

La influencia italiana fue sustituida por la francesa y por la venida de artistas flamencos, entre ellos Gerard Johnson (llamado también Garret Jansen), que realizó el sepulcro del conde de Southampton en Titchfield y el monumento funerario en honor de William Shakespeare en Stratford.[50]

Escultura portuguesa

En las postrimerías del siglo XV, Andrea Sansovino fue a trabajar para el rey Juan II de Portugal; parece que se tenía la sensación de que los italianos, con su monopolio casi exclusivo del arte antiguo, poseían también el don de lo que era correcto dentro del arte.[51]

Se creó alrededor de la corte de Juan III un foco de humanismo según el modelo de las cortes italianas. El Renacimiento se impuso en las ciudades de Coímbra, Tomar y Évora con tanta fuerza que en esta región del Alentejo costó bastante la posterior implantación del Barroco. La escultura portuguesa se manifestó asimismo italianista en su primer Renacimiento, siendo sus principales obras tres hermosos relieves en el claustro de la iglesia de Santa Cruz en Coímbra, labrados por artistas portugueses:

  • Cristo ante Pilatos
  • Paso de la cruz a cuestas
  • Misa de San Gregorio

Procedente de Francia, el artista Nicolás Chanterenne realizó en 1515 los sepulcros reales para esta iglesia de Coímbra. En 1517 se le encarga el pórtico central del Monasterio de los Jerónimos de Belém y las figuras orantes del rey Manuel y la reina María; entre las muchas obras de este escultor se encuentra el retablo en alabastro del Palacio de Pena para la ciudad de Sintra. Chanterenne practicó también el arte del retrato con bustos de gran realismo.[52]

En Coímbra se encontraban otros dos escultores también franceses: Juan de Ruan y Felipe Duarte u Orarte, venido este último de Toledo y que fue contratado para realizar el grupo de La Cena, que fue concluido en 1534 con un realismo extraordinario en actitudes agitadas e impetuosas. El grupo se conserva actualmente en el Museo de la ciudad de Coímbra. Rouén trabajó en un retablo de la capilla del Sacramento de la catedral de esta ciudad; también se destaca el púlpito que hizo para el monasterio de Santa Cruz. Este artista llegó a montar un taller importante, donde se esculpían un gran número de obras. A mediados de este siglo se pudo apreciar la influencia española en diversas obras del monasterio de Belém, como en un Crucificado de madera cuyo estilo es similar al del círculo de Diego de Siloé.[53]

Escultura hispanoamericana

En general la escultura hispanoamericana renacentista se logró, gracias en mayor parte, a las órdenes religiosas y a su labor de enseñanza junto con la disponibilidad de modelos de obras traídas de España, que fueron de donde en muchas ocasiones se copiaba, sobre todo la iconografía de las imágenes.

En Ecuador fueron precisamente los misioneros franciscanos de origen flamenco Pedro Gosseal y Jodoco Ricke los que fundaron la primera escuela en el convento de San Francisco de Quito, enseñando conocimientos en el arte de la arquitectura y la talla, tanto en piedra como en madera, además de la religión y las letras. Los artistas locales lograron unas buenas interpretaciones mezcladas con motivos de su tradición con la ingenuidad de los rostros de las imágenes así como de la policromía con colores más primarios y mucho más llamativos, donde se puede apreciar en los retablos que se construyeron durante el quinientos en México, así como en la decoración empleada en las pilas bautismales y en las cruces de los patios conventuales.[54]

Un escultor relevante es el guatemalteco Quirio Cataño, que fue autor, entre otras imágenes, del Cristo Negro de Esquipulas del año 1594.[55]

Notas

  1. Castelfranchi Vegas, Liana (1996), pág. 43.
  2. Sureda, Joan, (1988) pág. 10.
  3. Sureda, Joan (1988), pág. 13.
  4. La Gran Enciclopedia en català, Volumen 7 (2004), Barcelona, Edicions 62, ISBN 84-297-5435-0
  5. Ceysson, Bernard (1996), pp. 70-71.
  6. La Gran Enciclopedia en català, Volumen 17 (2004), Barcelona, Edicions 62, ISBN 84-297-5445-8
  7. Ceysson, Bernard (1996), pág. 102.
  8. Ceysson, Bernard (1996), pp. 54-55.
  9. Historia del Arte Espasa (2004), pág. 703.
  10. Ceysson, Bernard (1996), pp. 120-121.
  11. Sureda, Joan (1988), p. 229.
  12. Sureda, Joan (1988), pp. 128-129.
  13. Historia Universal del Arte: Tomo 8 (1984), Madrid, Sarpe ISBN 84-7291-596-4
  14. Hodson (2000), pág. 42.
  15. Historia Universal del Arte (1984) Madrid, Ed. Sarpe, p. 721 ISBN 84-7291-593-X
  16. Bozal, Valeriano (1983), pág. 198.
  17. Bozal, Valeriano (1983), pág. 195.
  18. Hernández Perera, Jesús (1988), pág. 222.
  19. Ceysson, Bernard (1996), pp. 46-50.
  20. Historia del Arte Espasa (2004), pág. 762.
  21. Ceysson, Bernard (1996) pp. 56-57.
  22. Historia del Arte Espasa (2004), pág. 702.
  23. Angulo Íñiguez, Diego. Historia del Arte, tomo II, Madrid 1982. ISBN 84-400-8723-3
  24. Angulo Íñiguez, Diego (Catedrático de la Universidad de Madrid). Historia del Arte, tomo II, página 64.
  25. Azcárate, José María de, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Madrid; investigador. Historia del Arte en cuadros esquemáticos, página 54.
  26. José Pijoán. Arte del periodo humanístico trecento y cuattrocento. Summa Artis. Historia general del arte. Vol. XIII.
  27. Angulo Íñiguez, Diego.
  28. Era el tercer hijo de Andrea della Robbia. Vasari en sus biografías le considera el menos dotado del grupo. Cuando en 1525 sus hermanos abandonaron el taller familiar para ir a trabajar a otras ciudades, Giovanni lo mantuvo en activo.
  29. Es una técnica usada en el Renacimiento y perfeccionada por Donatello para representar una perspectiva ficticia con ayuda de los diferentes volúmenes en los relieves. Consiste en una disminución progresiva de las figuras, desde el altorrelieve del primer plano hasta el relieve apenas esbozado, casi plano de las figuras del fondo.
  30. La palabra manierismo puede dar lugar a confusión, pero no debe interpretarse nunca como sinónimo de amaneramiento.
  31. Bozal, Valeriano (1983). Historia del Arte: La escultura. Barcelona: Carroggio. ISBN 84-7254-313-7. 
  32. Ceysson, Bernard (1996) pág.140
  33. Historia del Arte Espasa (2004), pág. 707.
  34. Historia del Arte Espasa (2004), pág. 731.
  35. Alcolea Gil, Santiago (1988), p. 318.
  36. Ceysson, Bernard (1996), pp. 158-159.
  37. Alcolea Gil, Santiago (1988) pp.321-322
  38. Alcolea Gil, Santiago (1988), pp. 334-335.
  39. Ceysson, Bernard (1996), pág. 112.
  40. Historia del Arte Espasa (2004), pág.719
  41. Mínima muestra de la obra de cada escultor. Más información en la página de cada uno.
  42. Historia del Arte Espasa (2004), pp. 762-763.
  43. Kahsnitz, Rainer (2006), pp. 244-409.
  44. Castelfranchi Vegas, Liana (1997), pp. 197-198.
  45. Sureda, Joan (1988), p. 352.
  46. Ceysson, Bernard (1996), p. 117.
  47. Alcolea i Gil, Santiago ( 1988), pp. 336-337.
  48. Alcolea Gil, Santiago (1998), pp. 344-346.
  49. Historia del Arte Espasa (2004), p. 718.
  50. DDAA, Historia Universal del Arte, volumen 5 ( 1984) Madrid, Sarpe ISBN 84-7291-593-X
  51. Ceysson, Bernard (1996) p.109
  52. DDAA, Historia del Arte Espasa (2004), p. 734.
  53. Historia del Arte Espasa (2004), p. 733.
  54. Fotografía del Cristo Negro de Esquipulas. Fecha enlace:19 de febrero de 2009 y [1]

Bibliografía consultada

  • DDAA (2004). Historia del Arte Espasa. Espasa-Calpe. ISBN 84-670-1323-0. 
  • DDAA (1984). Historia Universal del Arte: Volumen 5. Madrid, Sarpe. ISBN 84-7291-593-X. 
  • Alcolea Gil, Santiago (1988). Historia Universal del Arte: Renacimiento (II) y Manierismo. Barcelona, Editorial Planeta. ISBN 84-320-8906-0. 
  • Angulo Íñiguez, Diego. Historia del Arte, tomo II, Madrid 1982. ISBN 84-400-8723-3
  • Azcárate, José María de. Historia del Arte en cuadros esquemáticos. Editorial E.P.E.S.A. ISBN 84-7067-099-9
  • Bozal, Valeriano (1983). Historia del Arte: La escultura del Renacimiento en Italia. Barcelona: Carroggio. ISBN 84-7254-313-7. 
  • Castelfranchi Vegas, Liana (1997). El arte en el Renacimiento. Barcelona, M. Moleiro. ISBN 84-88526-26-1. 
  • Ceysson, Bernard (1996). La Escultura:Siglos XV-XVI El renacimiento. Barcelona, Carroggio. ISBN 84-7254-245-9. 
  • Hernández Perera, Jesús (1988). Historia Universal del Arte: El Cinquecento italiano. Barcelona: Planeta. ISBN 84-320-8906-0. 
  • Hodson, Rupert (2000). Miguel Ángel, escultor. Florència: Faenza. ISBN 88-8138-044-7. 
  • Kahsnitz, Rainer (2006). Carved Altarpieces, Masterpieces of the late ghotihc. London, Thames & Hudson Ltd. ISBN 978-0-500-51298-2 (Idioma:inglés). 
  • Morante López, Felisa y Ruiz Zapata, Ana María. Análisis y comentario de la obra de arte. Estudio de obras de pintura, arquitectura y escultura. Iniciación universitaria Edinumen. ISBN 84-85789-72-5
  • Sureda, Joan (1988). Historia Universal del Arte: El Renacimiento I. Barcelona, Editorial Planeta. ISBN 84-320-8905-2. 
  •   Datos: Q936588
  •   Multimedia: Renaissance sculptures / Q936588

escultura, renacimiento, escultura, renacimiento, entiende, como, proceso, recuperación, escultura, antigüedad, clásica, escultores, encontraron, restos, artísticos, descubrimientos, yacimientos, época, pasada, inspiración, perfecta, para, obras, también, insp. La escultura del Renacimiento se entiende como un proceso de recuperacion de la escultura de la Antiguedad clasica Los escultores encontraron en los restos artisticos y en los descubrimientos de yacimientos de esa epoca pasada la inspiracion perfecta para sus obras Tambien se inspiraron en la naturaleza En este contexto hay que tener en cuenta la excepcion de los artistas flamencos en el norte de Europa los cuales ademas de superar el estilo figurativo del gotico promovieron un Renacimiento ajeno al italiano sobre todo en el apartado de la pintura 1 El renacer a la antiguedad con el abandono de lo medieval que para Giorgio Vasari habia sido un mundo propio de godos 2 y el reconocimiento de los clasicos con todas sus variantes y matices fue un fenomeno casi exclusivamente desarrollado en Italia El arte del Renacimiento logro interpretar la Naturaleza y traducirla con libertad y con conocimiento en gran multitud de obras maestras 3 Piedad del Vaticano obra del Renacimiento de Miguel Angel Buonarroti Indice 1 Caracteristicas 1 1 Materiales 1 2 Tecnicas 1 3 Composicion 2 Escultura italiana 2 1 El Quattrocento Escultores florentinos 2 2 Cinquecento 2 2 1 Manierismo 3 Escultura francesa 4 Escultura espanola 4 1 Plateresco 5 Escultura alemana 6 Escultura en los Paises Bajos 7 Escultura inglesa 8 Escultura portuguesa 9 Escultura hispanoamericana 10 Notas 11 Bibliografia consultadaCaracteristicas Editar Camafeo en agata blanca representando a Carlos I obra italiana del siglo XVI Escultura ecuestre de Bartolomeo Colleoni realizada en bronce por Verrocchio La escultura en el Renacimiento tomo como base y modelo las obras de la antiguedad clasica y su mitologia con una nueva vision del pensamiento humanista y de la funcion de la escultura en el arte Como en la escultura griega se busco la representacion naturalista del cuerpo humano desnudo con una tecnica muy perfeccionada gracias al estudio meticuloso de la anatomia humana En Italia convivieron por igual los temas profanos con los religiosos no asi en otros paises como Espana y Alemania donde prevalecio el tema religioso 4 El cuerpo humano represento la Belleza absoluta cuya correspondencia matematica entre las partes se encontraba bien definida y el contrapposto fue utilizado constantemente desde Donatello a Miguel Angel En esta epoca es cuando se dio practicamente la liberacion de la escultura del marco arquitectonico los relieves se realizaron con las reglas de la perspectiva y se mostraban a los personajes con expresiones de dramatismo que llevaban a la sensacion de gran terribilita en los sentimientos expuestos en las esculturas de Miguel Angel como en el rostro de su David 5 Un papel fundamental fue la figura del mecenas representados por la iglesia y personajes de la nobleza que obtenian con su mecenazgo prestigio social y propaganda politica y abarco todos los temas religiosos mitologicos de vida cotidiana retratos de personajes etc 6 Reaparecio con el Renacimiento la gliptica greco romana que se habia olvidado casi por completo durante la Edad Media en la labra de piedras finas salvo algunas muestras de arte bizantino y desde el siglo XVI se labraron preciosos camafeos de gusto clasico tan perfectos que a veces llegan a confundirse con los antiguos No obstante apenas si alcanzo a restablecerse el uso de los entalles de piedra fina tan predilectos de las civilizaciones griega y romana Estos pequenos relieves sirvieron como modelo una vez agrandados para la decoracion por parte de escultores en grandes medallones para palacios de Italia y Francia 7 Materiales Editar La escultura del Renacimiento se sirvio de toda clase de materiales principalmente del marmol bronce y madera El bronce compitio con el marmol principalmente en monumentos funerarios fuentes y pequenas esculturas para decoracion de interiores asi como en estatuas ecuestres como la del condottiere Colleoni en Venecia Las reproducciones de estatuillas en bronce tuvieron gran difusion en el Renacimiento debido al gran numero de coleccionistas En Florencia fueron Antonio Pollaiolo Hercules y Anteo y Andrea del Verrocchio Nino alado con pez los iniciadores por encargo de los Medicis Del taller de Leonardo da Vinci se conservan pequenos bronces con el caballo encabritado de una altura de 23 cm 8 El escultor de Mantua Pier Jacopo Alari Bonacolsi llamado Antico se instalo en Roma para la ejecucion de reducciones en bronce de marmoles antiguos 9 La madera fue utilizada en paises como Alemania y Espana donde la gran riqueza forestal y el trabajo tradicional de la madera policromada estaba muy arraigado se empleo en la ejecucion de imagineria religiosa retablos y altares 10 La terracota fue empleada como material mas economico se utilizo terracota en color natural y policromada como la empleada por Antonio Rossellino y su discipulo Matteo Civitali en la Virgen de la Anunciacion en la iglesia de los Siervos de Lucca El artista italiano Pietro Torrigiano realizo en Espana varias esculturas en barro policromado algunas de ellas se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla 11 A Lucca de la Robbia que siguio el estilo donatelliano se le atribuye la invencion del barro esmaltado que empleo en el tabernaculo de Santa Maria Novella de Florencia en combinacion con el marmol para darle colorido a la obra y despues en tondos y en Madonnas su taller seguido por su sobrino Andrea della Robbia realizo gran cantidad de obras de terracota esmaltada que se difundieron por toda Europa 12 Segundas riveras Tecnicas Editar Rapto de las Sabinas del escultor de Flandes Giambologna donde la composicion se muestra en movimiento de espiral La tecnica del tallado de marmol se recupero en tiempos del Renacimiento con la perfeccion que habia tenido durante el periodo clasico A partir del Renacimiento se empleo el taladro manual o trepano para eliminar la piedra hasta una cierta profundidad Esta herramienta se empleaba tanto si se hacia la escultura en talla directa como a veces habia hecho Miguel Angel como si se utilizaba el pasado de puntos de un modelo realizado en yeso como normalmente hacian artistas como Giambologna de quien se aprecian los puntos marcados en muchas de sus esculturas Donatello empleo el metodo griego de trabajar el bloque en redondo sin embargo Miguel Angel lo tallaba desde un lado 13 Asi lo describio Benvenuto Cellini El mejor metodo empleado jamas por Miguel Angel despues de haber dibujado la perspectiva principal en el bloque empezo a arrancar el marmol de un lado como si tuviera la intencion de trabajar un relieve y de esta manera paso a paso sacar la figura completa 14 Para las obras en bronce se necesitaba la realizacion de la obra previamente en arcilla o en cera para su posterior fundicion despues se cincelaba para suprimir los posibles defectos de la fundicion se pulia la superficie con abrasivos y a gusto del escultor se anadian las patinas 13 La talla en madera empleada sobre todo en el Norte de Europa y en Espana se podia realizar tambien en talla directa sobre el bloque de madera con la ejecucion de un boceto pequeno para su guia o con el modelo previo en yeso o arcilla y tambien pasarlo por puntos como en el marmol 13 Composicion Editar Bulto redondoEl Renacimiento adopto los elementos basicos que habia descrito Vitruvio que sostenia que la proporcion de la forma humana habia de servir de paradigma para las proporciones de las creaciones del hombre Ya que la naturaleza ha disenado al cuerpo humano de manera que sus miembros estan debidamente proporcionados a la figura en su conjunto parece que los antiguos tenian una buena razon para su regla que dice que en los edificios perfectos los diferentes miembros deben guardar relaciones simetricas exactas con el esquema general en su conjunto D Architectura siglo I Vitruvio La composicion de la figura humana se baso en la busqueda de la perfeccion en la anatomia sobre la que muchos artistas de esta epoca adquirieron verdaderos conocimientos con la practica de disecciones para su estudio 15 La primera escultura exenta renacentista que mostro la armonia del desnudo fue el David de Donatello durante el Quattrocento en la que se apreciaba la influencia del estilo de Praxiteles con un ligero contrapposto para conseguir el equilibrio en la composicion Durante los siguientes anos los conocimientos sobre la anatomia humana fueron adquiriendo una gran perfeccion hasta llegar a un contrapposto pleno Las expresiones de los rostros dejaron de ser hieraticas y ausentes para mostrar sentimientos interiores la llamada terribilita renacentista David de Miguel Angel hacia 1504 En los grupos escultoricos de caracter religioso se mostraba la combinacion del naturalismo con una intensa expresividad la serenidad florentina desaparecio ante las pasiones que mostraban los personajes con sus caras deformadas por los gestos de desesperacion y dolor visibles en los Entierros de Cristo de Guido Mazzoni y de Niccolo dell Arca 16 La escultura fue evolucionando en su concepcion y en las composiciones de sus grupos hasta llegar a la serpentinata propia del manierismo que se muestra claramente en obras como la Piedad florentina Miguel Angel o el Rapto de las sabinas Giambologna 17 Relieve Relieve de Adan y Eva por Ghiberti Busto retrato de Giuliano de Medici por Verrocchio 1475 1478 En el relieve se utilizaron la arquitectura y las recien adquiridas leyes de la perspectiva para componer los fondos de las representaciones como en la celebre puerta del Paraiso de Ghiberti o en los relieves con la tecnica de stiacciato para el altar de San Antonio en Padua realizados por Donatello Se componian estructuras arquitectonicas como telon de fondo igual que Giotto habia hecho en sus pinturas protorrenacentistas Algunas laudas de bronce italianas fueron transportadas a Espana como la que se encuentra en la catedral de Badajoz de Lorenzo Suarez de Figueroa 18 La escultura flamenca junto con la de paises germanicos se desarrollo con un realismo que se apreciaba en todos los detalles ornamentales donde el trabajo escultorico se presentaba casi como una labor de orfebreria que se aplico en los grandes altares realizados en madera Tambien en Espana la influencia gotico flamenca junto con la italiana se recogio en relieves como el de una de las puertas de la catedral de Barcelona realizada por el escultor flamenco Michael Lochner y por Bartolome Ordonez de estilo italiano en el trascoro de la misma catedral Los relieves alrededor de los sarcofagos solian representar escenas de la vida de los difuntos su vida milagros y martirio si eran religiosos o la representacion de batallas y hechos militares si eran personajes de la nobleza Los monumentos funerarios fueron desarrollando diferentes fases de composicion desde la estructura tradicional de la losa funeraria o la estatua del yacente solitario en su sarcofago empleado en la epoca medieval a las tumbas adosadas enmarcadas por elementos arquitectonicos a la manera de arco de triunfo y con un resultado parecido a un retablo donde en la calle central se encontraba la urna normalmente con la figura del yacente sobre ella y figuras alegoricas en las calles laterales Finalmente se realizaban con la representacion de los difuntos en actitud orante propios de Espana y Francia 19 Durante el Renacimiento se origino en Espana el estilo plateresco que represento el cambio de las formas de decoracion en los edificios con elementos escultoricos de estilo principalmente italiano no solamente se realizo en la piedra de las fachadas sino tambien en madera y yeso en los interiores de los edificios a base de relieves historiados y adornos vegetales tipicos del primer Renacimiento llamados in candelieri con grandes escudos heraldicos y putti a su alrededor 20 BustoLos retratos en forma de busto siguieron siendo utilizados en el Quattrocento con la nueva concepcion humanistica que imponia la representacion con gran parecido fisico pero tambien con la afirmacion de la personalidad del retratado Segun Alberti el artista debia caracterizar pero tambien establecer relaciones armoniosas Se realizaron en bronce terracota policromada y marmol Donatello Verrocchio Francesco Laurana 21 Estatua ecuestreLa estatua ecuestre de tamano natural en bronce ya habia sido tratada por los escultores romanos como el Marco Aurelio emplazado entonces en San Juan de Letran tambien los caballos de bronce de San Marcos de Venecia sirvieron de modelo para el Renacimiento italiano y pueden considerarse inspiradores del Gattamelata de Donatello y del Colleoni de Verrocchio Los estudios de Leonardo da Vinci conllevaron un cambio en la representacion del caballo que se coloco apoyado sobre sus patas traseras y en actitud de abalanzarse sobre el enemigo la idea fue tomada probablemente de relieves de sarcofagos antiguos 22 Escultura italiana EditarLa historiografia divide este periodo entre los siglos XV y XVI en dos etapas que toman el nombre de Quattrocento y Cinquecento El Quattrocento Escultores florentinos Editar Articulo principal Quattrocento Relieve sobre el Sacrificio de Isaac de Ghiberti Mientras en el resto de Europa imperaba todavia el arte gotico en Italia comienza en el siglo XV el Quattrocento o Renacimiento temprano Es el momento en que triunfa el Hombre y la Naturaleza La escultura va por delante de la arquitectura y de la pintura desarrollandose vertiginosamente Sus antecedentes tuvieron lugar en el sur de Italia en la corte de Federico II bajo cuya proteccion nacio una escuela artistica que traia ya luces anticipadas de lo que seria el Renacimiento del siglo XV Fue la region de la Toscana durante el anterior periodo trecentista la que heredo esta nueva manera de hacer escultura en la figura de Nicolas Pisano seguido por su hijo Juan Pisano y despues Andrea Pisano primeras puertas de bronce del Baptisterio de Florencia y Nino Pisano Pulpito del baptisterio de Pisa de Nicolas Pisano precursor del Renacimiento en Italia Nicolas Pisano firmaba sus obras con este apelativo cuyo nombre era Nicolas de Puglia llego desde esta region del sur de Italia llamada en espanol Apulia a establecerse en Pisa Toscana En Pisa como en la mayoria de las regiones de Europa se mantenia todavia el arte romanico y se empezaba a emplear el gotico Nicolas Pisano recibio el encargo de labrar el pulpito del baptisterio de la catedral de esta ciudad Lo hizo siguiendo las nuevas corrientes aprendidas en Apulia sobre todo haciendo hincapie en la forma clasica del Hercules desnudo Esta obra el pulpito esta considerada como precursora del Renacimiento italiano 23 Tras estos antecedentes sera la ciudad de Florencia ciudad prospera en estos momentos con la poderosa familia de los Medici mecenas y promotores del arte la que tome el protagonismo en la figura de su mejor representante Lorenzo Ghiberti A partir de este momento ya no se detectara ningun atisbo ni lastre medieval La escultura florentina sera durante siglo y medio la dominadora del retrato de busto del ecuestre del relieve y del bulto redondo El material empleado por excelencia en este periodo fue el marmol seguido del bronce Ghiberti Donatello y Jacopo della Quercia como los mejores seguidos por los della Robbia Verrocchio Antonio Pollaiuolo y Agostino di Duccio formaron el grupo de grandes escultores de la escuela florentina del Quattrocento El David de Donatello Esta etapa del Quattrocento comenzo con la obra escultorica de los relieves de las puertas del Baptisterio de Florencia realizados por Lorenzo Ghiberti un joven escultor de veinte anos El Baptisterio ya tenia dos puertas labradas por Andrea Pisano en 1330 y en 1401 se convoco un concurso para las otras dos restantes El concurso fue ganado por Ghiberti en competicion con Brunelleschi terminando la primera de las dos puertas en 1424 su trabajo fue admirado y muy bien considerado por lo que la ciudad le encargo la segunda puerta Invirtio unos veinte anos en labrar cada una fue practicamente la obra de su vida Esta segunda puerta hecha por Ghiberti y cuarta del baptisterio es la conocida como Puerta del Paraiso bautizada asi por Miguel Angel y considerada uno de los hitos del Quattrocento El segundo gran escultor de este periodo fue Donatello diez anos mas joven que Ghiberti Fue mucho mas polifacetico en su obra concentrandose sobre todo en la figura humana Donatello es tenido en la Historia del Arte como el precursor de Miguel Angel y es en verdad un artista independiente fogoso y realista Su mayor interes fue la figura humana en las distintas edades abarcando toda clase de tipos gestos variados y expresando en su obra los estados espirituales mas heterogeneos Por otra parte se considera a Donatello como un gran experto en el tema infantil sobre todo en la expresion de la alegria de los ninos tribunas de las catedrales de Florencia y Prato En la escultura de bulto redondo Donatello difundio el retrato renacentista del busto cortado horizontalmente por el pecho y no sobre pedestal como era costumbre en la escultura romana Ejemplos Busto de Antonio de Narni que lleva un gran camafeo al cuello busto en terracota de San Lorenzo representado como un joven diacono en la Sacristia Vieja de San Lorenzo en Florencia Esta manera de presentar los bustos retrato fue adoptada por los escultores del Renacimiento y llego casi hasta epoca barroca En el siglo XVI el busto se fue alargando hasta ser cortado por la cintura Tambien dentro de la escultura de bulto redondo Donatello fue el precursor de la figura a caballo en bronce en homenaje a un gran personaje y dispuesta en el centro de una plaza publica La primera estatua ecuestre de Donatello fue la conocida como Gattamelata condottiero Erasmo de Narni 24 25 26 Fuente Gaia en Siena Jacopo della Quercia muerto en 1438 es el tercer gran escultor de esta escuela florentina y el unico del grupo que no es natural de Florencia sino de Siena Pertenece a la generacion de Ghiberti Su estilo es grandilocuente y masivo en contraste con el estilo detallado de Ghiberti Su obra maestra fue la portada central de San Petronio en Bolonia que comenzo en 1425 Se trata de una serie de relieves representando el Genesis y la infancia de Jesus con bustos de profetas y la imagen de la Virgen de San Petronio En sus relieves domina la monumentalidad y el tratamiento de herculeos desnudos anticipandose al estilo de Miguel Angel Jacopo della Quercia es el autor de la Fuente Gaia de Siena de las tumbas de Ilaria del Caretto en Luca y de Galeazzo Bentivoglio en Bolonia El grupo de la familia de la Robbia esta encabezado por Luca della Robbia muerto en 1482 que se dedico casi por completo al tratamiento de la infancia y juventud de la figura femenina Luca creo escuela en la que introdujo la tecnica del barro vidriado que fue apareciendo en los mas diversos temas desde el pequeno relieve hasta el retablo con copiosas figuras Tambien trabajo en marmol y en bronce Andrea della Robbia sobrino de Luca fue el mejor dotado de sus seguidores 27 Es el autor de los tondos medallones circulares de ninos labrados en el Spedale degli Innocenti de Florencia El ultimo del grupo fue Giovanni della Robbia que no solo era escultor sino tambien decorador y en ocasiones alfarero 28 Lorenzo de Medici por Verrocchio Andrea del Verrocchio 1435 1488 estuvo muy influenciado por las obras de Donatello hasta el punto de repetir alguno de sus temas como el David en Florencia o la estatua ecuestre del condottiere Colleone en Venecia ambas de bronce Verrocchio se caracteriza por su profundo estudio anatomico Antonio Pollaiuolo fue tambien un buenrepresentante florentino de la interpretacion de la energia corporea y del movimiento violento Su obra maestra en este estilo es Hercules y Anteo guardada en el Museo de Bargello Agostino di Duccio 1418 1481 fue tambien un seguidor de Donatello imitando su famoso schiacciato 29 sobre todo en la decoracion de la fachada del oratorio de San Bernardino en Perugia y en el templo Malatestiano de Rimini Otro gran escultor que trabajo en Modena fue Guido Mazzoni muerto en 1518 cuya obra en su mayoria fue hecha en barro cocido pintado tecnica que estaba en estos momentos en gran auge Una de sus composiciones mas famosas fue el Llanto sobre Cristo muerto para la iglesia de San Juan de Modena que a su vez debio influir en la obra del mismo titulo elaborada por Juan de Juni en 1463 a raiz de un viaje a las ciudades de Bolonia Modena y Florencia Llanto sobre Cristo muerto de Mazzoni Relieves de Agostino di Duccio en el oratorio de San Bernardino Perugia Cinquecento Editar Articulo principal Cinquecento El Cinquecento o pleno Renacimiento se desarrollo a lo largo del siglo XVI con caracteristicas diferenciadas en cada una de las dos mitades del siglo dominando el clasicismo en la primera y el manierismo en la segunda Supuso el triunfo de las experiencias del Quattrocento Una de sus caracteristicas principales es el gusto por la grandiosidad monumental teniendo siempre presente el hallazgo del Laocoonte y sus hijos clasico descubierto en 1506 Mientras los artistas del Quattrocento crearon escuela en Florencia los artistas del Cinquecento crearon sus obras y desarrollaron su arte principalmente en la ciudad de Roma que paso a ser el centro artistico del nuevo siglo Florencia se mantuvo como ciudad renacentista importante y se siguieron haciendo obras maestras de arte en la capital toscana durante este periodo como el David los sepulcros de las Capillas de los Medici el Perseo de Cellini etc El artista representativo de este periodo es Miguel Angel personaje de gran fuerza y personalidad Articulo principal Miguel Angel El David de Miguel Angel Miguel Angel Buonarroti discipulo tambien de la escuela florentina resume en su persona casi todo el arte escultorico de su epoca en Italia anos 1475 1564 En los primeros treinta anos de su vida conservo su cincel algunas tradiciones del siglo XV produciendo obras moderadas y bellas aunque vigorosas A esta primera epoca se deben sus ponderadas esculturas de la Madonna de Brujas y la Piedad con algunos Bacos y Cupidos y el David de Florencia Pero desde el ano en que los papas comenzaron a encargarle la construccion de grandiosos monumentos creo un estilo gigantesco vigorosisimo lleno de pasion independiente y llamado de terribilita excepcionalmente suyo De este genero son las esculturas de los sepulcros de los Medici en la capilla de estos en Florencia de Julian y su hermano Lorenzo cuya estatua sedente se conoce con el nombre de Il Pensieroso por su actitud pensativa y las estatuas que preparaba el artista para el sepulcro del Papa Julio II sobre todo el famoso Moises que halla en la basilica de San Pietro in Vincoli Sansovino su nombre propio es Andrea Contucci fue un artista educado entre los artistas florentinos que se manifiesta en sus esculturas amante de la forma exterior de la anatomia y del clasicismo sobre todo en las estatuas que decoran los mausoleos de los cardenales Ascanio Sforza y Girolamo Basso della Rovere en la iglesia de Santa Maria del Popolo aparte de otras en Florencia y Venecia Su discipulo Jacobo Sansovino trabajo principalmente en Venecia siendo el gran difusor de la obra de Miguel Angel Una de sus mejores obras escultoricas es el Baco 30 Perseo de Cellini Benvenuto Cellini fue ademas de escultor un gran orfebre Su obra monumental en bronce de Perseo con la cabeza de Medusa fue un simbolo del triunfo de la familia Medici sobre la Republica florentina Es el autor del Cristo de marmol del monasterio de El Escorial Bandinelli y Ammanati fueron dos escultores contemporaneos de Cellini que esculpieron para la plaza de la Senoria de Florencia las monumentales estatuas de Hercules y Caco y Neptuno Los dos Leoni Leone y Pompeyo padre e hijo fueron grandes fundidores en bronce y trabajaron principalmente en Espana durante el reinado de Felipe II Manierismo Editar Articulo principal Manierismo El termino manierismo se refiere a un estilo de caracteristicas propias dentro del Renacimiento Se dio a lo largo de siglo XVI especialmente a partir de 1520 31 La caracteristica que mejor lo define es la constante busqueda de lo no convencional junto con la destruccion de un equilibrio logico aplicando lineas o posturas deformantes algo que a primera vista puede ser desconcertante para el espectador Es el rechazo del equilibrio adoptando posturas forzadas Piedad florentina de Miguel Angel En el manierismo la escultura rehuso el clasicismo buscando formas curvilineas y dinamicas la llamada serpentinata o composicion de curva y contra curva en que los cuerpos giraban en si mismos en espacios estrechos y a veces con escorzos muy pronunciados En Italia la escultura manierista esta representada por Juan de BoloniaAqui debiera incluirse el Rapto de las Sabinas de Gianbologna o Juan de Bolonia citada mas arriba como renacentista Benvenuto Cellini y Miguel Angel uno de cuyos mejores ejemplos es la Piedad florentina donde el Cristo se muestra con postura serpentinata 32 Se difundio este estilo por Europa gracias a la extensa coleccion de grabados y sobre todo en el terreno escultorico en la profusion de pequenos bronces venidos de Italia Asi se desarrollo en las cortes europeas de Francisco I en Fontainebleau con Francesco Primaticcio que fue el encargado de traer copias de antiguedades desde Roma 33 Tambien se desarrollo en la corte de Rodolfo II en Praga y de Felipe II en El Escorial donde la correccion academica caracterizo el estilo del manierismo empleado por los Leoni 34 Influenciado por Miguel Angel Gaspar Becerra impuso su estilo manierista en el retablo de la catedral de Astorga y es en Valladolid donde se encontraba ademas de Becerra Juan de Juni donde se realizo mas escultura de este tipo clasico heroico 35 Escultura francesa Editar Memorial de Rene de Chalon en Bar le Duc obra de Ligier Richier El interes politico de los reyes de Francia por asentar sus dominios en tierras italianas tuvo consecuencias culturales ya que fueron varios los artistas italianos que a partir de la segunda mitad del siglo XV se establecieron en la corte francesa siendo Francisco I el principal mecenas de estos artistas entre los que se encontraba Leonardo da Vinci Hacia 1460 se establecio en Provenza el escultor Francesco Laurana al que se considera el introductor del Renacimiento en Francia que trabajo sobre todo en la parte sur del pais Una de sus esculturas mas conocidas es el sepulcro de Carlos IV de Anjou en la catedral de Le Mans 36 Uno de los temas mas tratados en la escultura francesa de esta epoca es el del Santo Entierro y los monumentos sepulcrales donde la figura del yacente es tratada con gran realismo Se representa el difunto como cadaver o incluso en esqueleto en el momento de la transicion como es el caso del de Juana de Borbon en el Louvre De este tipo son dos obras realizadas por Ligier Richier con policromia en blanco negro y gris el Memorial de Rene de Chalon en Bar le Duc en el que el esqueleto parcialmente descarnado tiende un corazon hacia el cielo y el demacrado cuerpo yacente de Felipa de Gueldres en la Iglesiades Cordeliers de Nancy Esta alegoria de la resurreccion de los muertos llega mediante el camino de la terribilita italiana y del desvelamiento del interior del cuerpo aunque no presente una anatomia perfecta a los ojos de la ciencia 37 Con la influencia del hacer italiano se destaca Michel Colombe escultor de la Reina Ana de Bretana a principios del siglo XVI y que realizo por encargo suyo el sepulcro de sus padres el duque Francisco II y Margarita de Foix en la catedral de Nantes En las figuras yacentes del sepulcro todaviase aprecian rasgos goticos no asi en los elementos decorativos y en cuatro figuras de las Virtudes de tamano natural colocadas en los angulos del monumento funerario Las Cuatro Estaciones de Jean Goujon c 1547 Musee Carnavalet Paris Su sobrino Guillaume Regnault tambien escultor le sucedio en el cargo como escultor de la Reina Su obra maestra son las estatuas yacentes del consejero real Louis Porcher y su esposa hoy en el Museo del Louvre 38 Tambien a principios del siglo XVI Jean Goujon llamado el Fidias frances inicio sus trabajos en Ruan y en 1544 acudio a Paris para ser nombrado escultor real en 1547 donde realizo numerosos encargos como las alegorias de Las Cuatro Estaciones las Ninfas unas Cariatides para la tribuna de los Musicos y realizo los signos del Zodiaco para el antiguo ayuntamiento de Paris Por estos mismos anos Germain Pilon realizo numerosos monumentos funerarios con gran influencia de Miguel Angel entre los que descuella el Cristo Resucitado con figuras de los guardianes un grupo para la capilla de Enrique II conservado en el Museo del Louvre cuyas figuras estan inspiradas en composiciones pictoricas como el Jose de Arimatea de Rosso Fiorentino El Cristo muerto se asemeja a los grabados de Parmigianino pues las figuras buscan las diagonales y los escorzos son espectaculares con los pliegues de los vestidos apretados y muy delgados recordando los relieves de la antiguedad clasica Fiel seguidor suyo fue su discipulo Bartolome Prieur quien trabajo al servicio de Enrique IV de Francia Pierre Puget llamado el Bernini frances fue ya un escultor tardio del Renacimiento sobresalio su obra Milon de Crotona 39 Escultura espanola EditarArticulo principal Escultura del Renacimiento en Espana Retrato del escultor Juan Martinez Montanes de Velazquez La pintura fue realizada entre los anos 1635 y 1636 mientras el escultor estaba trabajando en el busto de Felipe IV de Espana que se utilizaria para la estatua de la Plaza de Oriente de Madrid Las ideas y formas escultoricas del Renacimiento italiano penetraron en Espana con los artistas florentinos que fueron a trabajar a la corte espanola durante el siglo XV y siguieron extendiendose con la obra de artistas de varias nacionalidades y de algunos espanoles que aprendieron en Italia desde los ultimos anos de dicho siglo Sin embargo el nuevo estilo no logro implantarse con firmeza hasta el advenimiento del Rey Carlos I de Espana al trono a principios del siglo XVI 40 Ya en 1339 habia llegado a Cataluna el arte de los pisanos con el sepulcro de Santa Eulalia en la catedral de Barcelona labrado por Lupo di Francesco aparte de algunas otras influencias arriba descritas Casi un siglo despues se labraron en el trascoro de la catedral de Valencia algunos relieves por el florentino Giuliano discipulo de Ghiberti junto con otros de mano espanola Pero estos ensayos y tentativas quedaron aislados hasta la llegada de otros maestros de la escuela florentina a finales del siglo XV y principios del siguiente Sarcofago del principe Juan del escultor Domenico Fancelli La escultura renacentista se hizo presente a traves de tres vias distintas Escultores italianos mandados llamar por los mecenas y que realizaron sus obras en Espana obras importadas procedentes de los talleres italianos primera generacion de artistas espanoles En el primer grupo se encuentran los escultores Domenico Fancelli Pietro Torrigiano y Jacopo Florentino tambien llamado el Indaco 41 Domenico Fancelli labro el sepulcro del infante D Juan hijo de los Reyes Catolicos muerto en 1497 en la iglesia del monasterio deSanto Tomas de Avila el de los Reyes Catolicos en Granada y el mausoleo mural de Diego Hurtado de Mendoza en la catedral de Sevilla ano 1509 San Jeronimo Pietro Torrigiano Pietro Torrigiano fue un gran escultor del barro cocido al que se adjudican un San Jeronimo y una estatua de la Virgen que actualmente se encuentran en el Museo de Sevilla Entre las obras encargadas a Italia sirvan de ejemplo el San Juan del taller de Miguel Angel para la ciudad de Ubeda y unos cuantos relieves del taller de la familia Della Robbia En cuanto a los artistas escultores espanoles la primera generacion estuvo compuesta por Vasco de la Zarza trascoro de la catedral de Avila Felipe Vigarny retablo mayor de la catedral de Toledo Bartolome Ordonez silleria del coro de la catedral de Barcelona y Diego de Siloe sepulcro de don Alonso Fonseca en Santa Ursula de Salamanca 42 Entrado ya el segundo tercio del siglo XVI y siguiendo hasta el ano 1577 sobresalieron Alonso Berruguete y Juan de Juni este ultimo de origen frances y con taller en Valladolid autor de los retablos mayores en las iglesias de Santiago y la Antigua asi como de muchas otras obras que se encuentran en Segovia Ciudad Rodrigo y otras poblaciones de Castilla Surgieron tambien otros grandes maestros del Renacimiento espanol que siguiendo las normas italianas supieron dar a sus obras un caracter puramente espanol creando escuela en las distintas regiones del ambito nacional El tercer tercio llego con el gusto clasicista Trabajaron en la corte del emperador Carlos los dos escultores italianos Leoni Leone y Pompeyo padre e hijo con la fundicion en bronce de las estatuas de Carlos I de Felipe II y de otras personas de la Real Familia Sacrificio de Isaac de Alonso Berruguete San Antonio de Padua de Juan de Juni Felipe II por Pompeyo y Leon Leoni Plateresco Editar Articulo principal Plateresco Palacio de los duques de Medinaceli en Cogolludo Guadalajara Dentro del Renacimiento es una variedad puramente espanola que se corresponde con el estilo manuelino portugues Se llama tambien Gotico isabelino o estilo Reyes Catolicos por haber empezado con el reinado de estos monarcas aunque se extiende hasta los tiempos de Felipe II El termino plateresco suele emplearse para la arquitectura pero como es un arte puramente decorativo y de ornamentacion escultorica puede tener cabida aqui en este pequeno apartado Fachada lateralplateresca del Ayuntamiento de Sevilla Se caracteriza por mantener ciertos componentes goticos y mudejares dentro del hacer renacentista Las fachadas se esculpen como si fueran retablos y junto al almohadillado tipico del Renacimiento se muestran las columnas abalaustradas con grutescos y llenas de decoracion y ventanas de tradicion goticista Proliferan los tondos o medallones y los escudos colocados en las claves de las bovedas y en las enjutas de los arcos Se trata de un genero muy decorativo Alcanzo su mayor exuberancia en Andalucia Un buen ejemplo puede ser la fachada del Ayuntamiento de Sevilla por Diego de Riano 43 Escultura alemana Editar Detalle de San Sebastian escultura en madera policromada de Riemenschneider La prosperidad de las ciudades germanicas se afianzo con el alargamiento de la epoca gotica produciendose en los primeros decenios del siglo XVI la introduccion de la escultura renacentista con la influencia de la escuela florentina italiana La mayor parte de esta escultura se realizo en madera por la gran riqueza forestal de sus regiones y con una magnifica policromia y dorado A los escultores alemanes les costo abandonar los ropajes goticos y que sus personajes adquiriesen el espiritu clasico asi se puede ver claramente en las obras de Veit Stoss en el retablo de la Virgen en Santa Maria de Cracovia en los relieves de la catedral de Bamberg o en la Anunciacion del Rosario en la iglesia de San Lorenzo de Nuremberg Tambien en el mismo estilo se encuentran las esculturas de Tilman Riemenschneider obras extraordinarias como el Altar de la Anunciacion de la iglesia de Creglingen 44 Como mundo esculpido se conoce el caracter que adopto la escultura en los paises germanicos durante la segunda mitad del siglo XV que puede verse en los grandes polipticos de altar de algunas iglesias y catedrales alemanas Se trata a menudo de altares de dos y hasta cuatro hojas totalmente esculpidas con agujas y altos pinaculos que albergan en su parte central la caja con una escena religiosa Vasari conocedor del estilo aleman decia sobre el paciencia y sutileza grandisima los escultores operan continuamente de guisa que reducen las cosas a tanta sutileza que dejan pasmado al mundo Caja central del altar de Blaubeurer obra de Michel Erhart Michel Erhart de Ulm consiguio un gran control estilistico Su obra mas puntera es el altar del monasterio benedictino de Blaubeurer Baden Wurtemberg donde se pueden apreciar en la caja cinco grandes esculturas policromadas En los territorios perifericos germanicos al sur del Tirol trabajo el escultor Michael Pacher entre sus obras se destaca el altar mayor de San Wolfgang de once metros de altura y donde se combina magistralmente la pintura con la escultura 45 La escultura alemana tuvo corta vida en la epoca del Renacimiento Descollo como escultor Peter Vischer junto con otros miembros de su familia inspirados mas directamente en el Quattrocento italiano como se ve en el sepulcro de San Sebaldo 1507 1519 en Nuremberg asi como su participacion en el mausoleo del emperador Maxiliano en Innsbruck que debia agrupar a cuarenta estatuas de tamano mayor del natural y cien estatuillas menores con cuarenta bustos de emperadores De este trabajo solo se llego a realizar una tercera parte y las esculturas realizadas fueron fundidas en bronce Tambien intervino en esta obra Alberto Durero para la que diseno la Cabeza del Rey Arturo y realizo la escultura de cuerpo completo Vischer con la decoracion y la armadura en estilo medieval pero con el claro contrapposto de un heroe de la Antiguedad 46 Escultura en los Paises Bajos Editar Detalle de la tumba de Margarita de Austria en Bourg en Bresse realizado por Conrad Meit En los Paises Bajos se habian desarrollado y consolidado completamente las actividades artisticas durante el periodo gotico a niveles muy altos lo que hace comprensible que fueran reacios a admitir otros criterios Asi pues fue tardia la aceptacion del nuevo estilo que venia de Italia y las decoraciones goticas se mantuvieron aun durante largo tiempo En la realizacion de retablos sillerias de coro y mobiliario religioso con escultura incluida se utilizo la talla en madera en los que se elaboraron los elementos renacentistas al estilo de los realizados en la parte lombarda de Italia Obra de Jacques du Broeuq En 1507 se convierte en gobernadora de los Paises Bajos Margarita de Austria en nombre de su sobrino Carlos I creando una corte de tipo humanista en Malinas Margarita era una gran coleccionista de arte y toma a su servicio todo tipo de artistas entre ellos el escultor Conrad Meit nacido en Worms el cual trabaja en el arte del retrato y de pequenas estatuillas de madera de boj o bronce A el le encargo Margarita la realizacion de las figuras en vivo y en transito de su marido Filiberto el Hermoso el de su madre Maria de Borgona y el suyo propio para la iglesia de Brou de Bourg en Bresse 47 El belga Herman Glosencamps construyo las esculturas decorativas de la chimenea de las Casas Consistoriales de Brujas En Utrecht se encuentran varias estatuas debidas al escoplo de Uries y Keyser en las que el naturalismo renacentista es apreciable en los detalles anatomicos y en los plegados de las vestiduras admitiendose de manera plena el nuevo estilo en la segunda mitad del siglo XVI Jacques du Broeuq maestro de Juan de Bolonia fue nombrado arquitecto y escultor de la corte por Maria de Austria hija de Carlos I de Espana para la querealizo numerosas obras entre ellas resalta un conjunto de esculturas en alabastro para el coro de Sainte Waudru de Mons Sus relieves se acercan a los escultores italianos contemporaneos y se aprecian rasgos clasicistas en los pliegues de sus ropas al estilo de la estatuaria antigua En los relieves de mayor tamano como el de la Resurreccion se muestra a los personajes con unas siluetas alargadas y casi de bulto redondo muy acusado La obra del escultor y arquitecto Cornelio Floris de Vriendt se manifesto con gran semblanza a lo italiano en la fachada del ayuntamiento de Amberes en los sepulcros de los reyes de Dinamarca y los duques de Prusia en Konigsberg y en la decoracion del coro de la catedral de Nuestra Senora Tournai realizado con un gran parecido al estilo de Andrea Sansovino 48 Escultura inglesa Editar Monumento funerario de Shakespeare en Holy Trinity Church de Stratford por Gerard Johnson La escultura inglesa del siglo XVI se deriva de la italiana siendo de este ultimo pais los mas notables artistas que trabajaron en Inglaterra Los monarcas para animar la vida artistica ejercieron una funcion muy importante a la hora de desarrollar este movimiento artistico Entre los primeros y principales escultores italianos figuro Pietro Torrigiano a quien se debe el sepulcro de Enrique VII e Isabel de York Esta realizado en marmol y bronce dorado con las figuras yacentes de los monarcas y en cada angulo del sepulcro unos angeles que sostienen los escudos de armas se encuentra en una capilla de la abadia de Westminster en Londres En 1511 esculpio el sepulcro de Margarita Beaufort madre de Enrique VII De 1516 data el sepulcro del archivero real John Young a quien tambien represento en un busto conservado en la National Portrait Gallery de Londres Tambien le fue encargada por Enrique VIII su propia sepultura y la de su esposa Catalina de Aragon en 1518 A pesar del viaje del escultor a Italia para contratar ayudantes se desconocen los motivos por los cuales no llego a realizar la obra y abandono la corte inglesa para instalarse en Espana en 1525 Este sepulcro se realizo finalmente entre 1524 y 1528 por el escultor italiano Benedetto da Rovezzano Con la implantacion de la reforma protestante se suprimio en Inglaterra la escultura religiosa y tambien el contacto con todo lo que pudiera venir de Italia por identificarlo como una via de influencia papal Solo en los soberbios panteones y en estatuas conmemorativas de personajes tuvo desde entonces alguna vida el arte plastico como el realizado por el ingles Richard Parker para la tumba del conde de Rutland 1543 en Bottesford 49 La influencia italiana fue sustituida por la francesa y por la venida de artistas flamencos entre ellos Gerard Johnson llamado tambien Garret Jansen que realizo el sepulcro del conde de Southampton en Titchfield y el monumento funerario en honor de William Shakespeare en Stratford 50 Escultura portuguesa Editar Portico del Monasterio de los Jeronimos de Belem realizado por Nicolas Chanterenne En las postrimerias del siglo XV Andrea Sansovino fue a trabajar para el rey Juan II de Portugal parece que se tenia la sensacion de que los italianos con su monopolio casi exclusivo del arte antiguo poseian tambien el don de lo que era correcto dentro del arte 51 Se creo alrededor de la corte de Juan III un foco de humanismo segun el modelo de las cortes italianas El Renacimiento se impuso en las ciudades de Coimbra Tomar y Evora con tanta fuerza que en esta region del Alentejo costo bastante la posterior implantacion del Barroco La escultura portuguesa se manifesto asimismo italianista en su primer Renacimiento siendo sus principales obras tres hermosos relieves en el claustro de la iglesia de Santa Cruz en Coimbra labrados por artistas portugueses Cristo ante Pilatos Paso de la cruz a cuestas Misa de San GregorioProcedente de Francia el artista Nicolas Chanterenne realizo en 1515 los sepulcros reales para esta iglesia de Coimbra En 1517 se le encarga el portico central del Monasterio de los Jeronimos de Belem y las figuras orantes del rey Manuel y la reina Maria entre las muchas obras de este escultor se encuentra el retablo en alabastro del Palacio de Pena para la ciudad de Sintra Chanterenne practico tambien el arte del retrato con bustos de gran realismo 52 En Coimbra se encontraban otros dos escultores tambien franceses Juan de Ruan y Felipe Duarte u Orarte venido este ultimo de Toledo y que fue contratado para realizar el grupo de La Cena que fue concluido en 1534 con un realismo extraordinario en actitudes agitadas e impetuosas El grupo se conserva actualmente en el Museo de la ciudad de Coimbra Rouen trabajo en un retablo de la capilla del Sacramento de la catedral de esta ciudad tambien se destaca el pulpito que hizo para el monasterio de Santa Cruz Este artista llego a montar un taller importante donde se esculpian un gran numero de obras A mediados de este siglo se pudo apreciar la influencia espanola en diversas obras del monasterio de Belem como en un Crucificado de madera cuyo estilo es similar al del circulo de Diego de Siloe 53 Escultura hispanoamericana EditarEn general la escultura hispanoamericana renacentista se logro gracias en mayor parte a las ordenes religiosas y a su labor de ensenanza junto con la disponibilidad de modelos de obras traidas de Espana que fueron de donde en muchas ocasiones se copiaba sobre todo la iconografia de las imagenes En Ecuador fueron precisamente los misioneros franciscanos de origen flamenco Pedro Gosseal y Jodoco Ricke los que fundaron la primera escuela en el convento de San Francisco de Quito ensenando conocimientos en el arte de la arquitectura y la talla tanto en piedra como en madera ademas de la religion y las letras Los artistas locales lograron unas buenas interpretaciones mezcladas con motivos de su tradicion con la ingenuidad de los rostros de las imagenes asi como de la policromia con colores mas primarios y mucho mas llamativos donde se puede apreciar en los retablos que se construyeron durante el quinientos en Mexico asi como en la decoracion empleada en las pilas bautismales y en las cruces de los patios conventuales 54 Un escultor relevante es el guatemalteco Quirio Catano que fue autor entre otras imagenes del Cristo Negro de Esquipulas del ano 1594 55 Notas Editar Castelfranchi Vegas Liana 1996 pag 43 Sureda Joan 1988 pag 10 Sureda Joan 1988 pag 13 La Gran Enciclopedia en catala Volumen 7 2004 Barcelona Edicions 62 ISBN 84 297 5435 0 Ceysson Bernard 1996 pp 70 71 La Gran Enciclopedia en catala Volumen 17 2004 Barcelona Edicions 62 ISBN 84 297 5445 8 Ceysson Bernard 1996 pag 102 Ceysson Bernard 1996 pp 54 55 Historia del Arte Espasa 2004 pag 703 Ceysson Bernard 1996 pp 120 121 Sureda Joan 1988 p 229 Sureda Joan 1988 pp 128 129 a b c Historia Universal del Arte Tomo 8 1984 Madrid Sarpe ISBN 84 7291 596 4 Hodson 2000 pag 42 Historia Universal del Arte 1984 Madrid Ed Sarpe p 721 ISBN 84 7291 593 X Bozal Valeriano 1983 pag 198 Bozal Valeriano 1983 pag 195 Hernandez Perera Jesus 1988 pag 222 Ceysson Bernard 1996 pp 46 50 Historia del Arte Espasa 2004 pag 762 Ceysson Bernard 1996 pp 56 57 Historia del Arte Espasa 2004 pag 702 Angulo Iniguez Diego Historia del Arte tomo II Madrid 1982 ISBN 84 400 8723 3 Angulo Iniguez Diego Catedratico de la Universidad de Madrid Historia del Arte tomo II pagina 64 Azcarate Jose Maria de catedratico de Historia del Arte de la Universidad de Madrid investigador Historia del Arte en cuadros esquematicos pagina 54 Jose Pijoan Arte del periodo humanistico trecento y cuattrocento Summa Artis Historia general del arte Vol XIII Angulo Iniguez Diego Era el tercer hijo de Andrea della Robbia Vasari en sus biografias le considera el menos dotado del grupo Cuando en 1525 sus hermanos abandonaron el taller familiar para ir a trabajar a otras ciudades Giovanni lo mantuvo en activo Es una tecnica usada en el Renacimiento y perfeccionada por Donatello para representar una perspectiva ficticia con ayuda de los diferentes volumenes en los relieves Consiste en una disminucion progresiva de las figuras desde el altorrelieve del primer plano hasta el relieve apenas esbozado casi plano de las figuras del fondo el Baco La palabra manierismo puede dar lugar a confusion pero no debe interpretarse nunca como sinonimo de amaneramiento Bozal Valeriano 1983 Historia del Arte La escultura Barcelona Carroggio ISBN 84 7254 313 7 Ceysson Bernard 1996 pag 140 Historia del Arte Espasa 2004 pag 707 Historia del Arte Espasa 2004 pag 731 Alcolea Gil Santiago 1988 p 318 Ceysson Bernard 1996 pp 158 159 Alcolea Gil Santiago 1988 pp 321 322 Alcolea Gil Santiago 1988 pp 334 335 Ceysson Bernard 1996 pag 112 Historia del Arte Espasa 2004 pag 719 Minima muestra de la obra de cada escultor Mas informacion en la pagina de cada uno Historia del Arte Espasa 2004 pp 762 763 Kahsnitz Rainer 2006 pp 244 409 Castelfranchi Vegas Liana 1997 pp 197 198 Sureda Joan 1988 p 352 Ceysson Bernard 1996 p 117 Alcolea i Gil Santiago 1988 pp 336 337 Alcolea Gil Santiago 1998 pp 344 346 Historia del Arte Espasa 2004 p 718 DDAA Historia Universal del Arte volumen 5 1984 Madrid Sarpe ISBN 84 7291 593 X Ceysson Bernard 1996 p 109 DDAA Historia del Arte Espasa 2004 p 734 Historia del Arte Espasa 2004 p 733 Fotografia del Cristo Negro de Esquipulas Fecha enlace 19 de febrero de 2009 y 1 Bibliografia consultada EditarDDAA 2004 Historia del Arte Espasa Espasa Calpe ISBN 84 670 1323 0 DDAA 1984 Historia Universal del Arte Volumen 5 Madrid Sarpe ISBN 84 7291 593 X Alcolea Gil Santiago 1988 Historia Universal del Arte Renacimiento II y Manierismo Barcelona Editorial Planeta ISBN 84 320 8906 0 Angulo Iniguez Diego Historia del Arte tomo II Madrid 1982 ISBN 84 400 8723 3 Azcarate Jose Maria de Historia del Arte en cuadros esquematicos Editorial E P E S A ISBN 84 7067 099 9 Bozal Valeriano 1983 Historia del Arte La escultura del Renacimiento en Italia Barcelona Carroggio ISBN 84 7254 313 7 Castelfranchi Vegas Liana 1997 El arte en el Renacimiento Barcelona M Moleiro ISBN 84 88526 26 1 Ceysson Bernard 1996 La Escultura Siglos XV XVI El renacimiento Barcelona Carroggio ISBN 84 7254 245 9 Hernandez Perera Jesus 1988 Historia Universal del Arte El Cinquecento italiano Barcelona Planeta ISBN 84 320 8906 0 Hodson Rupert 2000 Miguel Angel escultor Florencia Faenza ISBN 88 8138 044 7 Kahsnitz Rainer 2006 Carved Altarpieces Masterpieces of the late ghotihc London Thames amp Hudson Ltd ISBN 978 0 500 51298 2 Idioma ingles Morante Lopez Felisa y Ruiz Zapata Ana Maria Analisis y comentario de la obra de arte Estudio de obras de pintura arquitectura y escultura Iniciacion universitaria Edinumen ISBN 84 85789 72 5 Sureda Joan 1988 Historia Universal del Arte El Renacimiento I Barcelona Editorial Planeta ISBN 84 320 8905 2 Datos Q936588 Multimedia Renaissance sculptures Q936588 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Escultura del Renacimiento amp oldid 150986160, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos