fbpx
Wikipedia

La primavera (Botticelli)

Alegoría de la primavera (en italiano, Allegoria della primavera), más conocido simplemente como La primavera, es un cuadro realizado por el pintor Sandro Botticelli, una de las obras maestras del artista renacentista italiano. Está realizado al temple sobre tabla y mide 203 cm de alto por 314 cm de ancho. Su fecha de realización fue probablemente entre 1477 y 1482. Se conserva en la Galería Uffizi, en Florencia (sala 10-14, llamada «de Botticelli», Inv. 1890 n. 8360).

Alegoría de la primavera
(Allegoria della primavera)
Año c. 1477-1478
Autor Sandro Botticelli
Técnica Temple sobre tabla
Estilo Renacimiento
Tamaño 203 cm × 314 cm
Localización Galería Uffizi, Florencia, Italia Italia

Historia

El autor

 
Sandro Botticelli, autorretrato en Adoración de los Magos (1475, Uffizi)

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, apodado Sandro Botticelli (Florencia, 1445-ibídem, 1510) fue un pintor del Quattrocento italiano, miembro de la llamada «segunda generación florentina», tras la primera formada por Fra Angélico, Masaccio, Paolo Uccello, Andrea del Castagno y Filippo Lippi; entre sus correligionarios en esta segunda generación destacaron Benozzo Gozzoli, Domenico Ghirlandaio, los hermanos Antonio y Piero Pollaiuolo, Andrea del Verrocchio y Piero di Cosimo. Estos artistas muestran en general un estilo suntuoso y refinado, con cierta influencia de la pintura flamenca, que se denota por un gusto burgués en el detalle y los aspectos concretos de la vida, atemperada por un clasicismo inherente a la tradición pictórica italiana.[1]

Fue discípulo de Filippo Lippi, cuya influencia se denota en sus primeras obras. Sin embargo, por su temperamento se enmarcó en un estilo derivado del gótico trecentista italiano —el llamado estilo italo-gótico—, en contraposición al naturalismo científico liderado por Masaccio. Este estilo se basaba en la preponderancia de la línea y el dibujo sobre el color, así como un deje estilizado y sentimentalista, de gracia femenina y cierto amaneramiento. Prácticamente toda su vida profesional transcurrió en Florencia, excepto su participación en la decoración de la Capilla Sixtina en Roma entre 1481 y 1482, en colaboración con Perugino, Cosimo Rosselli y Ghirlandaio. Entre 1478 y 1485 realizó, probablemente por encargo de Lorenzo di Pierfrancesco de Médici, tres obras basadas en la mitología clásica grecorromana: La primavera (c. 1478), Palas y el Centauro (c. 1482-1483) y El nacimiento de Venus (c. 1482-1485), todas ellas conservadas en los Uffizi. En estas obras desarrolló un contenido iconográfico vinculado a la filosofía neoplatónica desarrollada en la Academia Platónica Florentina por iniciativa de Cosme de Médicis, integrada por filósofos, artistas y escritores como Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Cristoforo Landino, Leon Battista Alberti y Angelo Poliziano. Sus obras posteriores se alejaron del paganismo y se volvieron más serias y rigurosas, probablemente por influencia del predicador dominico Girolamo Savonarola. En su momento fue el pintor más popular de Florencia, pero después de 1500 —coincidiendo con el regreso a la ciudad de Leonardo da Vinci— su estilo lineal quedó fuera de moda y, tras su muerte, su obra cayó en el olvido, hasta que su figura fue recuperada por los prerrafaelitas a mediados del siglo XIX.[2]

El estilo inicial de Botticelli estuvo marcado por una fluidez lineal combinada con una firmeza plástica derivada de Verrocchio, como se denota en sus vírgenes, la más notable de las cuales es la Virgen del rosal (c. 1468, Uffizi). Su serie de cuadros mitológicos para los Médici —iniciada con la Primavera— está marcada por el equilibrio espacial y una mayor consistencia formal influida por Piero Pollaiuolo. Con su colaboración en la Capilla Sixtina se inició su fase «clásica», en la que alcanza un equilibrio pleno entre la composición naturalista y una cierta abstracción formal. Sin embargo, ya en El nacimiento de Venus se percibe una cierta tensión rítmica, que se acentúa en obras posteriores como Virgen y santos (1485, Staatliche Museen, Berlín), Virgen de la granada (1487, Uffizi) y el Retablo de san Marcos (1490, Uffizi). Sus obras posteriores, marcadas por una nueva pasión religiosa influida por Savonarola, muestran un ritmo más quebrado y una sensibilidad más inquieta, como en La calumnia de Apeles (1495, Uffizi). Sus últimas obras son ya completamente arcaizantes, fuera del ambiente artístico de su tiempo: Natividad mística (1501, The National Gallery, Londres), Crucifixión (c. 1500-1505, Fogg Art Museum, Cambridge).[3]

El cuadro

 
La Villa di Castello (Florencia) albergó el cuadro hasta 1815, fecha en que pasó a los Uffizi. Cuadro de Giusto Utens (1599-1602), Museo di Firenze com'era

Esta obra fue encargada por Lorenzo di Pierfrancesco de Médici, primo de Lorenzo el Magnífico, para adornar la Villa di Castello, en la campiña florentina, junto a Palas y el Centauro (c. 1482-1483).[4]​ Tradicionalmente se había creído que El nacimiento de Venus había sido encargada junto a las anteriores, ya que fue allí donde las contempló Giorgio Vasari años después, pero no existen pruebas documentales de tal hecho.[5]

Un inventario de 1499, que no se descubrió hasta 1975, enumera la propiedad de Lorenzo di Pierfrancesco y su hermano Giovanni y permite afirmar que en el siglo XV La Primavera estaba sobre un letuccio (diván) en una antesala adyacente a las habitaciones de Lorenzo di Pierfrancesco en la ciudad de Florencia.[6]​ Posteriormente debió trasladarse a la villa de los Médici en Castello, donde la sitúa Vasari en 1551, quien en sus Vite señala que:

A Castello, villa del Duca Cosimo, sono due quadri figurati, l'uno Venere che nasce e quelle aure e venti che la fanno venire a terra con gli amori, e così un'altra Venere che la Grazie la fioriscono, dinotando la Primavera.
En Castello, una villa del duque Cosme, hay dos cuadros que figuran, uno a Venus naciendo y a esas brisas y vientos que la empujan a tierra, con los cupidos; y también otra Venus a quien las Gracias adornan con flores, denotando la Primavera.[7]

El cuadro estuvo en la Villa di Castello hasta 1815, fecha en que fue depositado en la Galería Uffizi.[8]

Descripción

Iconografía

 
Detalle de Flora

Esta obra está impregnada de la cultura humanística y neoplatónica de la corte de Lorenzo el Magnífico. Presenta una atmósfera de fábula mitológica en la que se celebra una especie de rito pagano, que rompe con la pintura religiosa cristiana propia de la Edad Media. La crítica no se muestra de acuerdo sobre su exacta alegoría y se debate sobre su significado y, por consiguiente, su título. Si por un lado se produce un cierto acuerdo sobre la individualización de alguno de los nueve personajes representados, hay discusiones que han nacido a lo largo de los años, en particular a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre los referentes literarios más específicos y los significados que esconde la obra. Algunas teorías sostienen que el dios Mercurio —el personaje situado más a la izquierda— representa a Giuliano de Médici, el hermano de Lorenzo el Magnífico, y que la gracia que mira al dios representa a su amante, Simonetta Vespucci.

Aunque existen diversas interpretaciones, la mayoría de expertos concuerdan con que la figura central se corresponde con Venus, la diosa del amor (Afrodita en la mitología griega), vestida con túnica blanca y un manto rojo, que levanta su brazo derecho en señal de salutación y de invitación a su jardín.[9]​ A la derecha del cuadro aparece Céfiro, dios del viento del oeste, en el momento en que rapta a la ninfa Cloris, vestida con una túnica transparente; sin embargo, en el momento del rapto Céfiro se enamora de la ninfa y la convierte en su esposa, instante en el que esta se convierte en Flora, la diosa de las flores y los jardines, que es la figura que aparece junto a Venus, vestida con un traje decorado con flores; en sus manos sostiene un cesto de flores que va esparciendo por el suelo. El instante de la transformación está simbolizado por el ramo de flores que surge de la boca de Cloris. Sobre Venus aparece Cupido (Eros en la mitología griega), que dirige su flecha hacia las tres figuras que danzan. Estas son las tres Gracias, diosas del encanto, la belleza y la fertilidad: Castitas, Voluptas y Pulchritudo (Aglaya, Eufrósine y Talía en la mitología griega), que representan, respectivamente, la castidad, la voluptuosidad y la belleza (en la mitología romana personificaban igualmente tres prototipos de mujer: la virgen, la esposa y la amante).[4]​ En el costado izquierdo aparece Mercurio, vestido con una clámide roja decorada con llamas, con casco y daga y con sus típicas botas aladas; con el brazo derecho sostiene un caduceo —una versión con dos dragones alados—, con el que ahuyenta unas nubes.[10]​ Como dios de la razón, Mercurio dirige la mentalidad humana hacia la divinidad. La interpretación más verosímil es la que señala el circuito del amor de lo material a lo espiritual: el amor llega como pasión con la figura de Céfiro y se convierte en contemplación con Mercurio.[4]

Cabe señalar que Cupido era hijo de Venus y Mercurio, y los tres personajes comparten un elemento, el de las llamas del amor, que aparece en la flecha de Cupido, en el escote del vestido de Venus y en la túnica de Mercurio. Al mismo tiempo, las llamas son el símbolo del martirio de san Lorenzo, lo que aludiría al comitente, Lorenzo di Pierfrancesco.[11]

Botticelli opta aquí por un formato monumental, con figuras de tamaño natural, y lo compagina con una gran atención al detalle. Esto puede verse en las diversas piezas de orfebrería, representadas minuciosamente, como el casco y la empuñadura de la espada de Mercurio, las cadenas y los broches de las Gracias o diversos ejemplos más. Mientras algunas de las figuras estaban inspiradas por esculturas antiguas, estas no eran copias directas sino adaptadas al lenguaje formal propio de Botticelli: figuras de elevada estatura, delgadas, ligeramente alargadas, muy idealizadas, muy dibujadas con unas limpias líneas que marcan los perfiles, cuyos cuerpos a veces parecen artificiosamente estirados y presagian el estilo elegante y cortés del manierismo del siglo XVI. Como fuente iconográfica para la representación de las tres Gracias Botticelli parece recurrir a la Puerta del Paraíso realizada por Lorenzo Ghiberti en el baptisterio de Florencia, en particular el grupo de siervas del relieve de Esaú y Jacob. Las figuras destacan contra el fondo por la claridad de su piel y sus ropajes, de colores claros e incluso transparentes. Esta palidez en los colores muestra la anatomía del desnudo, que da más volumen a la representación; esta técnica recuerda a la de los paños mojados de Fidias. La luz unifica la escena, incluso parece emanar de los propios cuerpos.

La composición se enmarca en un bosque de naranjos, pinos y laureles, que suponen un escenario ordenado y vertical para servir de fondo, casi plano y severo, a los personajes representados. Detrás de Venus hay un mirto, una planta tradicionalmente sagrada para ella. La parte derecha está hecha de árboles doblados por el viento o por la fuerza creadora, en concreto laureles, lo que sería una alusión a Lorenzo, en latín Laurentius. El suelo es una capa de hierba muy oscura en la que están detalladas flores típicamente toscanas que aparecen en el mes de mayo: margaritas, violetas, rosas, eléboros, viboreras, tusilagos, fresas, muscari, amapolas, acianos, jazmines, jacintos y ranúnculos. Son también reconocibles las de Flora: en la cabeza lleva violetas, acianos y una ramita de fresas silvestres; en torno a su cuello, una corona de mirto; en el manto lleva rosas; por último, va esparciendo nomeolvides, jacintos, iris, siemprevivas, clavellinas y anémonas. De la boca de la ninfa Cloris surgen pervincas, fresas, rosas, anémonas y acianos. En los pies de las Gracias hay nigella, nomeolvides, azafrán y euforbia.[12]

Análisis

 
Las tres Gracias

Sobre esta obra se ha efectuado a menudo una lectura en clave neoplatónica: Platón, en El banquete, imaginó la existencia de dos Afroditas: Afrodita Urania (celeste), que representaría el amor puro y espiritual, y Afrodita Pandemos (popular), que significaría el amor vulgar, material.[13]​ Esta diferenciación entre dos Venus como personificaciones de dos tipos de amor fue recogida por la Academia Platónica Florentina, en cuyo ambiente estaba inmerso Botticelli. Marsilio Ficino, uno de los principales teóricos de la escuela, recuperó la figura de Venus como modelo de virtudes y de exaltación mística, y opuso las dos figuras de Venus como símbolos de lo que hay de divino y de terrenal en la mujer.[14]​ Así, en la Primavera Botticelli recogió esta idea, donde las figuras representadas simbolizarían el circuito del amor, desde el terrenal representado por Céfiro hasta el celestial simbolizado por Mercurio. De igual manera, en El nacimiento de Venus, la figura central sería la de la Venus celeste, engendrada por la unión entre el espíritu y la materia.[4]

La interpretación más tradicional fue la ofrecida por Aby Warburg en Sandro Botticelli, Geburt der Venus und Frühling (1893), donde identifica las figuras de Venus, Flora, Cloris, Céfiro, Cupido, Mercurio y las tres Gracias.[8]​ Por su parte, Edgar Wind (Los misterios paganos del Renacimiento, 1972) ve un paralelismo entre las tres figuras de la izquierda y la derecha —excluyendo Mercurio y Cupido—: Céfiro representaría el Amor, que intena seducir a Cloris, que sería la Castidad, mientras que Venus personifica la Belleza; estos tres conceptos tendrían su espejo en las tres Gracias: Castitas es la figura del centro y es la que recibe la flecha de Cupido; Voluptas, a su izquierda, refleja la pasión, mientras que Pulchritudo, que se vuelve hacia Mercurio, es la más comedida. Las tres Gracias a su vez simbolizan la liberalidad, tal como señaló Séneca (De beneficiis, I, 3, 2-7) y recogió Leon Battista Alberti en su De pictura. La interpretación de Wind sería que la unión del Amor y la Castidad generaría la Belleza, personificada en Flora, la primavera; esta unión sería favorecida por Venus, que simbolizaría así la Concordia.[15]

Las Gracias representan una tríada donación-aceptación-devolución, según la teoría neoplatónica del ciclo energético que rige el universo: Dios emana un flujo (emanatio) que proprociona a todos los seres una fuerza vivificante (raptio), que a su vez propicia el ascenso hacia una esfera superior donde se halla la divinidad (rematio). Según este concepto, Mercurio sería la figura propiciadora de este rematio. Mercurio, como mediador entre hombres y dioses, es el guía que transporta las almas al más allá (Psicopompo). Además, para los neoplatónicos significada el entendimiento, la razón, la revelación de los conocimientos y los misterios del universo. El hecho de que con su caduceo disperse las nubes puede significar el acceso al entendimiento.[16]

Emil Jacobsen (Archivio storico dell'arte, 1897) relacionó la obra con la muerte de Simonetta Vespucci, que aparecería renacida en el Elíseo. Otra interpretación, derivada de unos versos de Angelo Poliziano, relacionaría las ocho figuras con los meses de febrero a septiembre (de Céfiro a Mercurio), excluyendo los de invierno, considerados nefandos.[8]

Otra interpretación en la pintura sería la de plasmar el marco político de la península itálica durante el siglo XV: según esta visión, Flora sería Florencia, Mercurio-Milán, Cupido-Roma, las tres Gracias Pisa, Nápoles y Génova, la ninfa Cloris-Mantua, Venus-Venecia y Céfiro-Bolzano.[17]

La plena interpretación de este cuadro está supeditada a su relación con El nacimiento de Venus. Según Erwin Panofsky (Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, 1975), en ambas obras la figura de Venus ocupa el lugar central, aunque una está desnuda (Nacimiento) y otra vestida (Primavera), y representan los dos polos de esta figura mítica: en el Nacimiento se representa la Venus celeste y en la Primavera la Venus vulgar. En cambio de lo que podría parecer, es la celeste la que se muestra desnuda, porque su belleza es pura y de origen sobrenatural. Tiziano hizo la misma contraposición en Amor sacro y amor profano (1515, Galería Borghese, Roma). Otra correspondencia, señalada por Edgar Wind, es la presencia en El nacimiento de Venus de la Primavera dispuesta a cubrir a la diosa con un manto, lo que equivaldría a ocultar la verdadera belleza pura y desnuda; una vez cubierta, se transforma en la Venus vulgar que aparece en la Primavera. En última instancia, una es reflejo de la otra, la belleza corporal como reflejo de la belleza espiritual, el amor humano como reflejo del amor divino.[18]

Por su parte, Ernst Gombrich (Botticelli's Mythologies, 1945) identificó la figura de Venus como Humanitas, la humanidad, una personificación del nuevo humanismo renacentista.[4]​ Se basó para ello en una carta de Ficino a Lorenzo di Pierfrancesco —su alumno—, en la que disertaba sobre el papel de Venus en la formación y comportamiento humano. La figura de Humanitas sería la quintaesencia de las cualidades humanas, que reuniría en sí el Amor, la Caridad, la Dignidad, la Magnanimidad, la Liberalidad, la Magnificencia, la Gentileza, la Modestia, el Encanto y el Esplendor.[19]​ La suma de estas cualidades da la Humanitas, la poseedora de todos los seres humanos, pues «nada grande poseeremos en esta tierra sin poseer a los hombres mismos, de cuyo amparo nacen todas las cosas terrenas». En el fondo, se trata de una figura pedagógica que alude al conocimiento superior y a la comunión con la divinidad. Según Gombrich, pudo ser esta carta la que propiciase el encargo del cuadro, por cuanto para Ficino la vista era el principal de los sentidos y las imágenes tenían para él una indudable función pedagógica. Así, en esta obra la Belleza (Venus) conduciría a la Moral (Humanitas).[20]

Algunos historiadores del arte como Gombrich (op. cit.) y André Chastel (Arte y humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico, 1991) han señalado igualmente su concordancia con la religión católica, derivada del intento de la Academia Florentina de aunar la filosofía platónica con la doctrina cristiana. Ficino llegó a equiparar a Platón con el Dios Padre y a Plotino como su hijo Cristo. Así, las obras mitológicas de Botticelli reflejarían también valores propios del arte sagrado, mediante una transferencia de tipos que vincularía las imágenes profanas con las de culto religioso. Según estos estudiosos, El nacimiento de Venus podría relacionarse con el Bautismo de Jesús, mientras que la Venus de la Primavera sería equiparable con una Virgen de la Anunciación. En cualquier caso, es innegable el parecido de numerosas vírgenes botticellianas con diosas mitológicas, partiendo además de que la modelo de ambos tipos fue en varias ocasiones Simonetta Vespucci.[21]

Sobre la identificación de Venus con la Virgen de la Anunciación, Panofsky señala que tal hecho podría estar corroborado por el posible embarazo que parece mostrar Venus. A su vez, esta identificación mitológica-teológica se relaciona con la fórmula Venus=Humanitas en un escrito de Tomás de Aquino: «a la beata Virgen se la llama madre de Dios porque ella es, respecto a una Persona que tiene las dos naturalezas divina y humana, Su madre en cuanto a Su humanidad» (Summa Theologiae, cuestión XXXV, artículo 4, c).[22]

Fuentes literarias

 
Céfiro y Cloris

La obra más citada como posible fuente para esta escena son los Fastos de Ovidio, un calendario poético que describía las festividades romanas. La fiesta de Flora se llamaba Floralias. En el mes de mayo relata cómo Flora fue una vez la ninfa Cloris, que exhalaba flores al respirar. Suscitó una pasión ardiente en Céfiro, quien la siguió y la tomó como esposa por la fuerza. Arrepintiéndose de su violencia, el dios la transformó en Flora y como regalo le dio un hermoso jardín en el cual reinaba eternamente la Primavera. Botticelli estaría así representando en el mismo cuadro dos momentos separados de la narrativa de Ovidio: la persecución erótica de Cloris por parte de Céfiro y su posterior transformación en Flora. Por esta razón, las ropas de las dos mujeres, que además parecen ignorarse, soplan en direcciones diferentes. Flora está de pie junto a Venus, derramando rosas, las flores de la diosa del amor.[11]

En su poema didáctico-filosófico De rerum natura, el escritor clásico Lucrecio celebró a ambas diosas en una misma escena de primavera. Dado que el fragmento contiene referencia a otras figuras que aparecen en el grupo de Botticelli, es probablemente una de las fuentes principales para la pintura:

Llegan la Primavera y Venus, y delante de ellas avanza el alado heraldo de Venus. Cerca de las huellas de Céfiro, Flora siembra por completo el camino y lo colma de selectos colores y aromas.[11]

Para las Gracias, Botticelli podría haberse inspirado en De beneficiis de Séneca: «Aglae, Eufrosyne, Thalia, tal como solía pintárselas, asidas de la mano, riendo, con las túnicas sueltas y límpidas, por las que quería se entendiera la liberalidad, que una de estas hermanas da, la otra recibe y de la que devuelve el beneficio la tercera».[8]​ Gombrich señala también como posible fuente El asno de oro de Apuleyo, especialmente donde narra El juicio de Paris; en esta fábula, Lucio, convertido en asno por la diosa Isis, recobra su aspecto original —su Humanitas— comiendo rosas, que era la flor sagrada de Venus, cuya floración se produce en primavera. En la escena del juicio de Paris, Apuleyo representa a la diosa precedida por Mercurio y acompañada de cupidos y vírgenes, con las tres Gracias a un lado y las Horas —las diosas de las estaciones, entre ellas Primavera— al otro. Aunque en el cuadro solo aparece un Cupido y una Hora, Gombrich lo atribuye a las necesidades representativas del cuadro. En cuanto a Paris, el historiador lo supone fuera del cuadro y lo identifica con la figura de Lorenzo di Pierfrancesco.[23]

Otras fuentes literarias señaladas por los autores para esta obra son: las Odas de Horacio, que como el resto de la literatura clásica llegaba a través de autores contemporáneos como Leon Battista Alberti y Angelo Poliziano. De hecho, no parece probable que Botticelli leyera directamente estas obras en latín, sino que conociera su contenido por las conferencias de Poliziano. Precisamente en el año 1481 Poliziano pronunció discursos en público sobre el calendario de Ovidio. De gran importancia son las Stanze per la Giostra de Poliziano (1494), en cuyos versos se hace referencia al amor entre Giuliano de Médici y Simonetta Vespucci, a los que algunos autores han identificado como Mercurio y la Gracia de la izquierda, respectivamente.

Para Panofsky (op. cit.), Stanze per la Giostra sería la fuente principal de La primavera. En esta obra, Poliziano se basó en los himnos homéricos, Ovidio, Horacio, Tíbulo y Lucrecio. En uno de sus pasajes, describe el «reino de Venus» en términos bastante afines al cuadro de Botticelli.[24]

Técnica y estilo

El cuadro está realizado al temple sobre tabla. Por lo general, en sus obras de caballete preparaba la superficie con blanco de España y blanco de color en polvo, ligados con cola de carpintero. Sobre esta base ejecutaba mediante incisión con estilete las líneas directrices de la composición (perspectiva, arquitecturas) y posteriormente delineaba con pincel las líneas y contornos de figuras y objetos, con una tinta oscura muy líquida. A continuación aplicaba el color en capas sucesivas, separadas con un barniz de cola de pergamino. Por último, aplicaba algunas veladuras con temple de caseína, con las que ejecutaba los últimos planos, como paisajes y demás. Como soporte solía utilizar tablas de madera de nogal, como en esta obra; en raras ocasiones usaba lienzos, como en El nacimiento de Venus.[25]

Para esta obra se inspiró en los pocos restos de obras clásicas que tenía a su alcance, algunos sarcófagos, joyas, relieves, cerámicas y dibujos. En La primavera recuperó el género del draperie mouillée que repitió en El nacimiento de Venus, con unas finas telas semitransparentes que dejan entrever el contorno del cuerpo, con un sentido del clasicismo procedente de las pinturas de Pompeya y Herculano o los estucos de Prima Porta y la Villa de Adriano. Sin embargo, Botticelli se alejó del carácter volumétrico del desnudo clásico, con unas figuras frágiles y esbeltas que respondían más al concepto moderno del cuerpo humano, al tiempo que sus rostros son más personales y humanizados que los ideales prototipos clásicos.[26]

Referencias

  1. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 375-379.
  2. Chilvers, 2004, pp. 134-136.
  3. Enciclopedia del Arte Garzanti, p. 136.
  4. Nieto y Cámara, 1989, p. 120.
  5. Hagen, 2005, p. 148.
  6. König, 2008, p. 486.
  7. Panofsky, 2001, p. 282.
  8. Bo y Mandel, 1970, p. 92.
  9. König, 2008, p. 487.
  10. König, 2008, p. 485.
  11. König, 2008, p. 488.
  12. Federico Giannini e Ilaria Baratta (26 de marzo de 2017). «Le specie vegetali della Primavera di Sandro Botticelli» (en italiano). Consultado el 8 de septiembre de 2018. 
  13. Grimal, 1989, p. 11.
  14. Clark, 1996, pp. 101-104.
  15. Raquejo Grado, 1993, p. 80.
  16. Raquejo Grado, 1993, p. 82.
  17. «El significado de la Primavera de Botticelli». Consultado el 7 de septiembre de 2018. 
  18. Raquejo Grado, 1993, pp. 90-92.
  19. Gombrich, 1970, p. 74.
  20. Raquejo Grado, 1993, p. 84.
  21. Raquejo Grado, 1993, p. 92.
  22. Panofsky, 2001, p. 280.
  23. Raquejo Grado, 1993, pp. 84-88.
  24. Panofsky, 2001, p. 276-277.
  25. Bo y Mandel, 1970, p. 85.
  26. Clark, 1996, pp. 101-105.

Bibliografía

Enlaces externos

  •   Datos: Q549847
  •   Multimedia: Primavera by Sandro Botticelli

primavera, botticelli, alegoría, primavera, italiano, allegoria, della, primavera, más, conocido, simplemente, como, primavera, cuadro, realizado, pintor, sandro, botticelli, obras, maestras, artista, renacentista, italiano, está, realizado, temple, sobre, tab. Alegoria de la primavera en italiano Allegoria della primavera mas conocido simplemente como La primavera es un cuadro realizado por el pintor Sandro Botticelli una de las obras maestras del artista renacentista italiano Esta realizado al temple sobre tabla y mide 203 cm de alto por 314 cm de ancho Su fecha de realizacion fue probablemente entre 1477 y 1482 Se conserva en la Galeria Uffizi en Florencia sala 10 14 llamada de Botticelli Inv 1890 n 8360 Alegoria de la primavera Allegoria della primavera Anoc 1477 1478AutorSandro BotticelliTecnicaTemple sobre tablaEstiloRenacimientoTamano203 cm 314 cmLocalizacionGaleria Uffizi Florencia Italia Italia editar datos en Wikidata Indice 1 Historia 1 1 El autor 1 2 El cuadro 2 Descripcion 2 1 Iconografia 2 2 Analisis 2 3 Fuentes literarias 2 4 Tecnica y estilo 3 Referencias 4 Bibliografia 5 Enlaces externosHistoria EditarEl autor Editar Sandro Botticelli autorretrato en Adoracion de los Magos 1475 Uffizi Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi apodado Sandro Botticelli Florencia 1445 ibidem 1510 fue un pintor del Quattrocento italiano miembro de la llamada segunda generacion florentina tras la primera formada por Fra Angelico Masaccio Paolo Uccello Andrea del Castagno y Filippo Lippi entre sus correligionarios en esta segunda generacion destacaron Benozzo Gozzoli Domenico Ghirlandaio los hermanos Antonio y Piero Pollaiuolo Andrea del Verrocchio y Piero di Cosimo Estos artistas muestran en general un estilo suntuoso y refinado con cierta influencia de la pintura flamenca que se denota por un gusto burgues en el detalle y los aspectos concretos de la vida atemperada por un clasicismo inherente a la tradicion pictorica italiana 1 Fue discipulo de Filippo Lippi cuya influencia se denota en sus primeras obras Sin embargo por su temperamento se enmarco en un estilo derivado del gotico trecentista italiano el llamado estilo italo gotico en contraposicion al naturalismo cientifico liderado por Masaccio Este estilo se basaba en la preponderancia de la linea y el dibujo sobre el color asi como un deje estilizado y sentimentalista de gracia femenina y cierto amaneramiento Practicamente toda su vida profesional transcurrio en Florencia excepto su participacion en la decoracion de la Capilla Sixtina en Roma entre 1481 y 1482 en colaboracion con Perugino Cosimo Rosselli y Ghirlandaio Entre 1478 y 1485 realizo probablemente por encargo de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici tres obras basadas en la mitologia clasica grecorromana La primavera c 1478 Palas y el Centauro c 1482 1483 y El nacimiento de Venus c 1482 1485 todas ellas conservadas en los Uffizi En estas obras desarrollo un contenido iconografico vinculado a la filosofia neoplatonica desarrollada en la Academia Platonica Florentina por iniciativa de Cosme de Medicis integrada por filosofos artistas y escritores como Marsilio Ficino Giovanni Pico della Mirandola Cristoforo Landino Leon Battista Alberti y Angelo Poliziano Sus obras posteriores se alejaron del paganismo y se volvieron mas serias y rigurosas probablemente por influencia del predicador dominico Girolamo Savonarola En su momento fue el pintor mas popular de Florencia pero despues de 1500 coincidiendo con el regreso a la ciudad de Leonardo da Vinci su estilo lineal quedo fuera de moda y tras su muerte su obra cayo en el olvido hasta que su figura fue recuperada por los prerrafaelitas a mediados del siglo XIX 2 El estilo inicial de Botticelli estuvo marcado por una fluidez lineal combinada con una firmeza plastica derivada de Verrocchio como se denota en sus virgenes la mas notable de las cuales es la Virgen del rosal c 1468 Uffizi Su serie de cuadros mitologicos para los Medici iniciada con la Primavera esta marcada por el equilibrio espacial y una mayor consistencia formal influida por Piero Pollaiuolo Con su colaboracion en la Capilla Sixtina se inicio su fase clasica en la que alcanza un equilibrio pleno entre la composicion naturalista y una cierta abstraccion formal Sin embargo ya en El nacimiento de Venus se percibe una cierta tension ritmica que se acentua en obras posteriores como Virgen y santos 1485 Staatliche Museen Berlin Virgen de la granada 1487 Uffizi y el Retablo de san Marcos 1490 Uffizi Sus obras posteriores marcadas por una nueva pasion religiosa influida por Savonarola muestran un ritmo mas quebrado y una sensibilidad mas inquieta como en La calumnia de Apeles 1495 Uffizi Sus ultimas obras son ya completamente arcaizantes fuera del ambiente artistico de su tiempo Natividad mistica 1501 The National Gallery Londres Crucifixion c 1500 1505 Fogg Art Museum Cambridge 3 El cuadro Editar La Villa di Castello Florencia albergo el cuadro hasta 1815 fecha en que paso a los Uffizi Cuadro de Giusto Utens 1599 1602 Museo di Firenze com era Esta obra fue encargada por Lorenzo di Pierfrancesco de Medici primo de Lorenzo el Magnifico para adornar la Villa di Castello en la campina florentina junto a Palas y el Centauro c 1482 1483 4 Tradicionalmente se habia creido que El nacimiento de Venus habia sido encargada junto a las anteriores ya que fue alli donde las contemplo Giorgio Vasari anos despues pero no existen pruebas documentales de tal hecho 5 Un inventario de 1499 que no se descubrio hasta 1975 enumera la propiedad de Lorenzo di Pierfrancesco y su hermano Giovanni y permite afirmar que en el siglo XV La Primavera estaba sobre un letuccio divan en una antesala adyacente a las habitaciones de Lorenzo di Pierfrancesco en la ciudad de Florencia 6 Posteriormente debio trasladarse a la villa de los Medici en Castello donde la situa Vasari en 1551 quien en sus Vite senala que A Castello villa del Duca Cosimo sono due quadri figurati l uno Venere che nasce e quelle aure e venti che la fanno venire a terra con gli amori e cosi un altra Venere che la Grazie la fioriscono dinotando la Primavera En Castello una villa del duque Cosme hay dos cuadros que figuran uno a Venus naciendo y a esas brisas y vientos que la empujan a tierra con los cupidos y tambien otra Venus a quien las Gracias adornan con flores denotando la Primavera 7 El cuadro estuvo en la Villa di Castello hasta 1815 fecha en que fue depositado en la Galeria Uffizi 8 Descripcion EditarIconografia Editar Detalle de Flora Esta obra esta impregnada de la cultura humanistica y neoplatonica de la corte de Lorenzo el Magnifico Presenta una atmosfera de fabula mitologica en la que se celebra una especie de rito pagano que rompe con la pintura religiosa cristiana propia de la Edad Media La critica no se muestra de acuerdo sobre su exacta alegoria y se debate sobre su significado y por consiguiente su titulo Si por un lado se produce un cierto acuerdo sobre la individualizacion de alguno de los nueve personajes representados hay discusiones que han nacido a lo largo de los anos en particular a partir de la segunda mitad del siglo XIX sobre los referentes literarios mas especificos y los significados que esconde la obra Algunas teorias sostienen que el dios Mercurio el personaje situado mas a la izquierda representa a Giuliano de Medici el hermano de Lorenzo el Magnifico y que la gracia que mira al dios representa a su amante Simonetta Vespucci Aunque existen diversas interpretaciones la mayoria de expertos concuerdan con que la figura central se corresponde con Venus la diosa del amor Afrodita en la mitologia griega vestida con tunica blanca y un manto rojo que levanta su brazo derecho en senal de salutacion y de invitacion a su jardin 9 A la derecha del cuadro aparece Cefiro dios del viento del oeste en el momento en que rapta a la ninfa Cloris vestida con una tunica transparente sin embargo en el momento del rapto Cefiro se enamora de la ninfa y la convierte en su esposa instante en el que esta se convierte en Flora la diosa de las flores y los jardines que es la figura que aparece junto a Venus vestida con un traje decorado con flores en sus manos sostiene un cesto de flores que va esparciendo por el suelo El instante de la transformacion esta simbolizado por el ramo de flores que surge de la boca de Cloris Sobre Venus aparece Cupido Eros en la mitologia griega que dirige su flecha hacia las tres figuras que danzan Estas son las tres Gracias diosas del encanto la belleza y la fertilidad Castitas Voluptas y Pulchritudo Aglaya Eufrosine y Talia en la mitologia griega que representan respectivamente la castidad la voluptuosidad y la belleza en la mitologia romana personificaban igualmente tres prototipos de mujer la virgen la esposa y la amante 4 En el costado izquierdo aparece Mercurio vestido con una clamide roja decorada con llamas con casco y daga y con sus tipicas botas aladas con el brazo derecho sostiene un caduceo una version con dos dragones alados con el que ahuyenta unas nubes 10 Como dios de la razon Mercurio dirige la mentalidad humana hacia la divinidad La interpretacion mas verosimil es la que senala el circuito del amor de lo material a lo espiritual el amor llega como pasion con la figura de Cefiro y se convierte en contemplacion con Mercurio 4 Cabe senalar que Cupido era hijo de Venus y Mercurio y los tres personajes comparten un elemento el de las llamas del amor que aparece en la flecha de Cupido en el escote del vestido de Venus y en la tunica de Mercurio Al mismo tiempo las llamas son el simbolo del martirio de san Lorenzo lo que aludiria al comitente Lorenzo di Pierfrancesco 11 Botticelli opta aqui por un formato monumental con figuras de tamano natural y lo compagina con una gran atencion al detalle Esto puede verse en las diversas piezas de orfebreria representadas minuciosamente como el casco y la empunadura de la espada de Mercurio las cadenas y los broches de las Gracias o diversos ejemplos mas Mientras algunas de las figuras estaban inspiradas por esculturas antiguas estas no eran copias directas sino adaptadas al lenguaje formal propio de Botticelli figuras de elevada estatura delgadas ligeramente alargadas muy idealizadas muy dibujadas con unas limpias lineas que marcan los perfiles cuyos cuerpos a veces parecen artificiosamente estirados y presagian el estilo elegante y cortes del manierismo del siglo XVI Como fuente iconografica para la representacion de las tres Gracias Botticelli parece recurrir a la Puerta del Paraiso realizada por Lorenzo Ghiberti en el baptisterio de Florencia en particular el grupo de siervas del relieve de Esau y Jacob Las figuras destacan contra el fondo por la claridad de su piel y sus ropajes de colores claros e incluso transparentes Esta palidez en los colores muestra la anatomia del desnudo que da mas volumen a la representacion esta tecnica recuerda a la de los panos mojados de Fidias La luz unifica la escena incluso parece emanar de los propios cuerpos La composicion se enmarca en un bosque de naranjos pinos y laureles que suponen un escenario ordenado y vertical para servir de fondo casi plano y severo a los personajes representados Detras de Venus hay un mirto una planta tradicionalmente sagrada para ella La parte derecha esta hecha de arboles doblados por el viento o por la fuerza creadora en concreto laureles lo que seria una alusion a Lorenzo en latin Laurentius El suelo es una capa de hierba muy oscura en la que estan detalladas flores tipicamente toscanas que aparecen en el mes de mayo margaritas violetas rosas eleboros viboreras tusilagos fresas muscari amapolas acianos jazmines jacintos y ranunculos Son tambien reconocibles las de Flora en la cabeza lleva violetas acianos y una ramita de fresas silvestres en torno a su cuello una corona de mirto en el manto lleva rosas por ultimo va esparciendo nomeolvides jacintos iris siemprevivas clavellinas y anemonas De la boca de la ninfa Cloris surgen pervincas fresas rosas anemonas y acianos En los pies de las Gracias hay nigella nomeolvides azafran y euforbia 12 Analisis Editar Las tres Gracias Sobre esta obra se ha efectuado a menudo una lectura en clave neoplatonica Platon en El banquete imagino la existencia de dos Afroditas Afrodita Urania celeste que representaria el amor puro y espiritual y Afrodita Pandemos popular que significaria el amor vulgar material 13 Esta diferenciacion entre dos Venus como personificaciones de dos tipos de amor fue recogida por la Academia Platonica Florentina en cuyo ambiente estaba inmerso Botticelli Marsilio Ficino uno de los principales teoricos de la escuela recupero la figura de Venus como modelo de virtudes y de exaltacion mistica y opuso las dos figuras de Venus como simbolos de lo que hay de divino y de terrenal en la mujer 14 Asi en la Primavera Botticelli recogio esta idea donde las figuras representadas simbolizarian el circuito del amor desde el terrenal representado por Cefiro hasta el celestial simbolizado por Mercurio De igual manera en El nacimiento de Venus la figura central seria la de la Venus celeste engendrada por la union entre el espiritu y la materia 4 La interpretacion mas tradicional fue la ofrecida por Aby Warburg en Sandro Botticelli Geburt der Venus und Fruhling 1893 donde identifica las figuras de Venus Flora Cloris Cefiro Cupido Mercurio y las tres Gracias 8 Por su parte Edgar Wind Los misterios paganos del Renacimiento 1972 ve un paralelismo entre las tres figuras de la izquierda y la derecha excluyendo Mercurio y Cupido Cefiro representaria el Amor que intena seducir a Cloris que seria la Castidad mientras que Venus personifica la Belleza estos tres conceptos tendrian su espejo en las tres Gracias Castitas es la figura del centro y es la que recibe la flecha de Cupido Voluptas a su izquierda refleja la pasion mientras que Pulchritudo que se vuelve hacia Mercurio es la mas comedida Las tres Gracias a su vez simbolizan la liberalidad tal como senalo Seneca De beneficiis I 3 2 7 y recogio Leon Battista Alberti en su De pictura La interpretacion de Wind seria que la union del Amor y la Castidad generaria la Belleza personificada en Flora la primavera esta union seria favorecida por Venus que simbolizaria asi la Concordia 15 Las Gracias representan una triada donacion aceptacion devolucion segun la teoria neoplatonica del ciclo energetico que rige el universo Dios emana un flujo emanatio que proprociona a todos los seres una fuerza vivificante raptio que a su vez propicia el ascenso hacia una esfera superior donde se halla la divinidad rematio Segun este concepto Mercurio seria la figura propiciadora de este rematio Mercurio como mediador entre hombres y dioses es el guia que transporta las almas al mas alla Psicopompo Ademas para los neoplatonicos significada el entendimiento la razon la revelacion de los conocimientos y los misterios del universo El hecho de que con su caduceo disperse las nubes puede significar el acceso al entendimiento 16 Emil Jacobsen Archivio storico dell arte 1897 relaciono la obra con la muerte de Simonetta Vespucci que apareceria renacida en el Eliseo Otra interpretacion derivada de unos versos de Angelo Poliziano relacionaria las ocho figuras con los meses de febrero a septiembre de Cefiro a Mercurio excluyendo los de invierno considerados nefandos 8 Otra interpretacion en la pintura seria la de plasmar el marco politico de la peninsula italica durante el siglo XV segun esta vision Flora seria Florencia Mercurio Milan Cupido Roma las tres Gracias Pisa Napoles y Genova la ninfa Cloris Mantua Venus Venecia y Cefiro Bolzano 17 La plena interpretacion de este cuadro esta supeditada a su relacion con El nacimiento de Venus Segun Erwin Panofsky Renacimiento y renacimientos en el arte occidental 1975 en ambas obras la figura de Venus ocupa el lugar central aunque una esta desnuda Nacimiento y otra vestida Primavera y representan los dos polos de esta figura mitica en el Nacimiento se representa la Venus celeste y en la Primavera la Venus vulgar En cambio de lo que podria parecer es la celeste la que se muestra desnuda porque su belleza es pura y de origen sobrenatural Tiziano hizo la misma contraposicion en Amor sacro y amor profano 1515 Galeria Borghese Roma Otra correspondencia senalada por Edgar Wind es la presencia en El nacimiento de Venus de la Primavera dispuesta a cubrir a la diosa con un manto lo que equivaldria a ocultar la verdadera belleza pura y desnuda una vez cubierta se transforma en la Venus vulgar que aparece en la Primavera En ultima instancia una es reflejo de la otra la belleza corporal como reflejo de la belleza espiritual el amor humano como reflejo del amor divino 18 Por su parte Ernst Gombrich Botticelli s Mythologies 1945 identifico la figura de Venus como Humanitas la humanidad una personificacion del nuevo humanismo renacentista 4 Se baso para ello en una carta de Ficino a Lorenzo di Pierfrancesco su alumno en la que disertaba sobre el papel de Venus en la formacion y comportamiento humano La figura de Humanitas seria la quintaesencia de las cualidades humanas que reuniria en si el Amor la Caridad la Dignidad la Magnanimidad la Liberalidad la Magnificencia la Gentileza la Modestia el Encanto y el Esplendor 19 La suma de estas cualidades da la Humanitas la poseedora de todos los seres humanos pues nada grande poseeremos en esta tierra sin poseer a los hombres mismos de cuyo amparo nacen todas las cosas terrenas En el fondo se trata de una figura pedagogica que alude al conocimiento superior y a la comunion con la divinidad Segun Gombrich pudo ser esta carta la que propiciase el encargo del cuadro por cuanto para Ficino la vista era el principal de los sentidos y las imagenes tenian para el una indudable funcion pedagogica Asi en esta obra la Belleza Venus conduciria a la Moral Humanitas 20 Algunos historiadores del arte como Gombrich op cit y Andre Chastel Arte y humanismo en Florencia en la epoca de Lorenzo el Magnifico 1991 han senalado igualmente su concordancia con la religion catolica derivada del intento de la Academia Florentina de aunar la filosofia platonica con la doctrina cristiana Ficino llego a equiparar a Platon con el Dios Padre y a Plotino como su hijo Cristo Asi las obras mitologicas de Botticelli reflejarian tambien valores propios del arte sagrado mediante una transferencia de tipos que vincularia las imagenes profanas con las de culto religioso Segun estos estudiosos El nacimiento de Venus podria relacionarse con el Bautismo de Jesus mientras que la Venus de la Primavera seria equiparable con una Virgen de la Anunciacion En cualquier caso es innegable el parecido de numerosas virgenes botticellianas con diosas mitologicas partiendo ademas de que la modelo de ambos tipos fue en varias ocasiones Simonetta Vespucci 21 Sobre la identificacion de Venus con la Virgen de la Anunciacion Panofsky senala que tal hecho podria estar corroborado por el posible embarazo que parece mostrar Venus A su vez esta identificacion mitologica teologica se relaciona con la formula Venus Humanitas en un escrito de Tomas de Aquino a la beata Virgen se la llama madre de Dios porque ella es respecto a una Persona que tiene las dos naturalezas divina y humana Su madre en cuanto a Su humanidad Summa Theologiae cuestion XXXV articulo 4 c 22 Fuentes literarias Editar Cefiro y Cloris La obra mas citada como posible fuente para esta escena son los Fastos de Ovidio un calendario poetico que describia las festividades romanas La fiesta de Flora se llamaba Floralias En el mes de mayo relata como Flora fue una vez la ninfa Cloris que exhalaba flores al respirar Suscito una pasion ardiente en Cefiro quien la siguio y la tomo como esposa por la fuerza Arrepintiendose de su violencia el dios la transformo en Flora y como regalo le dio un hermoso jardin en el cual reinaba eternamente la Primavera Botticelli estaria asi representando en el mismo cuadro dos momentos separados de la narrativa de Ovidio la persecucion erotica de Cloris por parte de Cefiro y su posterior transformacion en Flora Por esta razon las ropas de las dos mujeres que ademas parecen ignorarse soplan en direcciones diferentes Flora esta de pie junto a Venus derramando rosas las flores de la diosa del amor 11 En su poema didactico filosofico De rerum natura el escritor clasico Lucrecio celebro a ambas diosas en una misma escena de primavera Dado que el fragmento contiene referencia a otras figuras que aparecen en el grupo de Botticelli es probablemente una de las fuentes principales para la pintura Llegan la Primavera y Venus y delante de ellas avanza el alado heraldo de Venus Cerca de las huellas de Cefiro Flora siembra por completo el camino y lo colma de selectos colores y aromas 11 Para las Gracias Botticelli podria haberse inspirado en De beneficiis de Seneca Aglae Eufrosyne Thalia tal como solia pintarselas asidas de la mano riendo con las tunicas sueltas y limpidas por las que queria se entendiera la liberalidad que una de estas hermanas da la otra recibe y de la que devuelve el beneficio la tercera 8 Gombrich senala tambien como posible fuente El asno de oro de Apuleyo especialmente donde narra El juicio de Paris en esta fabula Lucio convertido en asno por la diosa Isis recobra su aspecto original su Humanitas comiendo rosas que era la flor sagrada de Venus cuya floracion se produce en primavera En la escena del juicio de Paris Apuleyo representa a la diosa precedida por Mercurio y acompanada de cupidos y virgenes con las tres Gracias a un lado y las Horas las diosas de las estaciones entre ellas Primavera al otro Aunque en el cuadro solo aparece un Cupido y una Hora Gombrich lo atribuye a las necesidades representativas del cuadro En cuanto a Paris el historiador lo supone fuera del cuadro y lo identifica con la figura de Lorenzo di Pierfrancesco 23 Otras fuentes literarias senaladas por los autores para esta obra son las Odas de Horacio que como el resto de la literatura clasica llegaba a traves de autores contemporaneos como Leon Battista Alberti y Angelo Poliziano De hecho no parece probable que Botticelli leyera directamente estas obras en latin sino que conociera su contenido por las conferencias de Poliziano Precisamente en el ano 1481 Poliziano pronuncio discursos en publico sobre el calendario de Ovidio De gran importancia son las Stanze per la Giostra de Poliziano 1494 en cuyos versos se hace referencia al amor entre Giuliano de Medici y Simonetta Vespucci a los que algunos autores han identificado como Mercurio y la Gracia de la izquierda respectivamente Para Panofsky op cit Stanze per la Giostra seria la fuente principal de La primavera En esta obra Poliziano se baso en los himnos homericos Ovidio Horacio Tibulo y Lucrecio En uno de sus pasajes describe el reino de Venus en terminos bastante afines al cuadro de Botticelli 24 Tecnica y estilo Editar El cuadro esta realizado al temple sobre tabla Por lo general en sus obras de caballete preparaba la superficie con blanco de Espana y blanco de color en polvo ligados con cola de carpintero Sobre esta base ejecutaba mediante incision con estilete las lineas directrices de la composicion perspectiva arquitecturas y posteriormente delineaba con pincel las lineas y contornos de figuras y objetos con una tinta oscura muy liquida A continuacion aplicaba el color en capas sucesivas separadas con un barniz de cola de pergamino Por ultimo aplicaba algunas veladuras con temple de caseina con las que ejecutaba los ultimos planos como paisajes y demas Como soporte solia utilizar tablas de madera de nogal como en esta obra en raras ocasiones usaba lienzos como en El nacimiento de Venus 25 Para esta obra se inspiro en los pocos restos de obras clasicas que tenia a su alcance algunos sarcofagos joyas relieves ceramicas y dibujos En La primavera recupero el genero del draperie mouillee que repitio en El nacimiento de Venus con unas finas telas semitransparentes que dejan entrever el contorno del cuerpo con un sentido del clasicismo procedente de las pinturas de Pompeya y Herculano o los estucos de Prima Porta y la Villa de Adriano Sin embargo Botticelli se alejo del caracter volumetrico del desnudo clasico con unas figuras fragiles y esbeltas que respondian mas al concepto moderno del cuerpo humano al tiempo que sus rostros son mas personales y humanizados que los ideales prototipos clasicos 26 Referencias Editar Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 375 379 Chilvers 2004 pp 134 136 Enciclopedia del Arte Garzanti p 136 a b c d e Nieto y Camara 1989 p 120 Hagen 2005 p 148 Konig 2008 p 486 Panofsky 2001 p 282 a b c d Bo y Mandel 1970 p 92 Konig 2008 p 487 Konig 2008 p 485 a b c Konig 2008 p 488 Federico Giannini e Ilaria Baratta 26 de marzo de 2017 Le specie vegetali della Primavera di Sandro Botticelli en italiano Consultado el 8 de septiembre de 2018 Grimal 1989 p 11 Clark 1996 pp 101 104 Raquejo Grado 1993 p 80 Raquejo Grado 1993 p 82 El significado de la Primavera de Botticelli Consultado el 7 de septiembre de 2018 Raquejo Grado 1993 pp 90 92 Gombrich 1970 p 74 Raquejo Grado 1993 p 84 Raquejo Grado 1993 p 92 Panofsky 2001 p 280 Raquejo Grado 1993 pp 84 88 Panofsky 2001 p 276 277 Bo y Mandel 1970 p 85 Clark 1996 pp 101 105 Bibliografia EditarAzcarate Ristori Jose Maria de Perez Sanchez Alfonso Emilio Ramirez Dominguez Juan Antonio 1983 Historia del Arte Madrid Anaya ISBN 84 207 1408 9 Bo Carlo Mandel Gabriele 1970 La obra pictorica completa de Botticelli Barcelona Noguer Chilvers Ian 2007 Diccionario de arte Madrid Alianza Editorial ISBN 978 84 206 6170 4 Clark Kenneth 1996 El desnudo Un estudio de la forma ideal Madrid Alianza ISBN 84 206 7018 9 Enciclopedia del Arte Garzanti Madrid Ediciones B 1991 ISBN 84 406 2261 9 Grimal Pierre 1989 Diccionario de mitologia griega y romana Barcelona Paidos ISBN 84 7509 166 0 Gombrich Ernst 2001 Las mitologias de Botticelli Estudio sobre el simbolismo neoplatonico de su circulo Madrid Imagenes Simbolicas ISBN 8483062801 Hagen Rose Marie amp Rainer 2005 Los secretos de las obras de arte Koln Taschen ISBN 978 3 8228 4788 6 Konig Eberhard et al 2008 Los grandes pintores italianos del Renacimiento vol I Barcelona Ullmann ISBN 978 3 8331 4443 1 Nieto Victor Camara Alicia 1989 El Quattrocento italiano Madrid Historia 16 Panofsky Erwin 2001 Renacimiento y renacimientos en el arte occidental Madrid Alianza ISBN 84 206 7958 5 Raquejo Grado Tonia 1993 Sandro Botticelli Madrid Historia 16 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre La primavera Datos Q549847 Multimedia Primavera by Sandro Botticelli Obtenido de https es wikipedia org w index php title La primavera Botticelli amp oldid 143916733, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos