fbpx
Wikipedia

Música electrónica

La música electrónica es aquel tipo de música que emplea instrumentos musicales electrónicos y tecnología musical electrónica para su producción e interpretación. En general, se puede distinguir entre el sonido producido mediante la utilización de medios electromecánicos, de aquel producido mediante tecnología electrónica, que también pueden ser mezclados. Algunos ejemplos de dispositivos que producen sonido electro-mecánicamente son el telarmonio, el órgano Hammond y la guitarra eléctrica. La producción de sonidos puramente electrónicos pueden lograrse mediante aparatos como el theremin, el sintetizador de sonido o el ordenador.

Un ejemplo de sonidos electrónicos solo logrados sintéticamente

La música electrónica se asoció originalmente y de manera exclusiva a una forma de música culta occidental, pero desde finales del año 1960, la disponibilidad de tecnología musical a precios accesibles propició que la música producida por medios electrónicos se hiciera cada vez más popular. En la actualidad, la música electrónica presenta una gran variedad técnica y compositiva, abarcando desde formas de música culta experimental hasta formas populares como la música electrónica de baile o shuffle dance.

Finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX

La habilidad de grabar sonidos suele relacionarse con la producción de música electrónica, aunque esta no sea absolutamente necesaria para ello. El primer dispositivo conocido capaz de grabar sonido fue el fonoautógrafo, patentado en 1857 por Édouard-Léon Scott de Martinville. Este instrumento podía grabar sonidos visualmente, pero no reproducirlos de nuevo.[1]

Por una parte, en 1878 Thomas A. Edison patentó el fonógrafo, que utilizaba cilindros similares al aparato de Scott. Aunque se siguieron utilizando los cilindros durante algún tiempo, Emile Berliner desarrolló el fonógrafo de disco en 1889. Por otra parte, otro invento significativo que posteriormente tendría una gran importancia en la música electrónica fue la válvula audión, del tipo triodo, diseñada por Lee DeForest. Se trata de la primera válvula termoiónica, inventada en 1906, que permitiría la generación y amplificación de señales eléctricas, la emisión de radio y la computación electrónica.

Con anterioridad a la música electrónica, ya existía un creciente deseo entre los compositores de utilizar las tecnologías emergentes en el terreno musical. Se crearon multitud de instrumentos que empleaban diseños electromecánicos, los cuales facilitaron el camino para la aparición de instrumentos electrónicos. Un instrumento electromecánico llamado Telharmonium (en ocasiones Teleharmonium o Dynamophone) fue desarrollado por Thaddeus Cahill entre los años 1898 y 1899. Sin embargo, como consecuencia de su inmenso tamaño, nunca se llegó a utilizar. Se suele considerar como el primer instrumento electrónico el Theremin, inventado por el profesor Léon Theremin alrededor de 1919 y 1920.[2]​ Otro primitivo instrumento electrónico fue el Ondes Martenot, que se hizo conocido al ser utilizado en la obra Sinfonía Turangalila, por Olivier Messiaen. Este también fue utilizado por otros compositores, especialmente franceses como Andre Jolivet.

Nueva estética de la música

En 1907, justo un año después de la invención del triodo audión, Ferruccio Busoni publicó Esbozo de una Nueva Estética de la Música, que trataba sobre el uso tanto de fuentes electrónicas como de otras en la música del futuro. Escribió sobre el futuro de las escalas microtonales en la música, que fueron posibles gracias al Dynamophone de Cahill: «Solo mediante una larga y cuidadosa serie de experimentos, y un continuo entrenamiento del oído, puede hacerse de este material desconocido uno accesible y plástico para la generación venidera y para el arte».

Como consecuencia de este escrito, así como a través de su contacto personal, Busoni tuvo un profundo efecto en multitud de músicos y compositores, especialmente en su discípulo Edgard Varèse.

Futurismo

En Italia, el futurismo se acercó a la estética musical como una transformación desde un ángulo diferente. Una idea de la filosofía futurista era la de valorar el "ruido", así como de dotar de valor artístico y expresivo a ciertos sonidos que anteriormente no habían sido considerados como musicales.

El Manifiesto Técnico de la Música Futurista de Francesco Balilla Pratella, publicado en 1911, establece que su credo es "Presentar el alma musical de las masas, de las grandes fábricas, de los trenes, de los cruceros transatlánticos, de los acorazados, de los automóviles y aeroplanos. Añadir a los grandes temas centrales del poema musical el dominio de la máquina y el victorioso reinado de la electricidad".

El 11 de marzo de 1913, el futurista Luigi Russolo publicó su manifiesto El arte de los ruidos (original en italiano, L'arte dei Rumori). En 1914, organizó el primer concierto del "arte de los ruidos" en Milán. Para ello utilizó su Intonarumori, descrito por Russolo como "instrumentos acústico ruidistas, cuyos sonidos (aullidos, bramidos, arrastramientos, gorgoteos, etc.) eran manualmente activados y proyectados mediante vientos y megáfonos". En junio se organizaron conciertos similares en París.

1920-1930

Esta década trajo una gran riqueza de instrumentos electrónicos primitivos, así como las primeras composiciones para instrumentación electrónica. El primer instrumento, el Theremin, fue creado por Léon Theremin (nacido como Lev Termen) entre 1919 y 1920 en Leningrado. Gracias a él se realizaron las primeras composiciones para instrumentos electrónicos, opuestas a aquellas realizadas por los que se dedicaban a crear sinfonías de ruidos. En 1929, Joseph Schillinger compuso su Primera Suite Aerofónica para Theremin y Orquesta, interpretada por primera vez por la Orquesta de Cleveland y Leon Theremin como solista.

Además del Theremin, el Ondes Martenot fue inventado en 1928 por Maurice Martenot, quien debutó en París.[3]​ El año siguiente, Antheil compuso por primera vez para dispositivos mecánicos, aparatos productores de ruidos, motores y amplificadores en su ópera inacabada Mr. Bloom.

La grabación de sonidos dio un salto cualitativo en 1927, cuando el inventor estadounidense J. A. O'Neill desarrolló un dispositivo para la grabación que utilizaba un tipo de cinta recubierta magnéticamente. No obstante, fue un desastre comercial. Dos años más tarde, Laurens Hammond abrió una empresa dedicada a la fabricación de instrumentos electrónicos. Además, comenzó a producir el Órgano Hammond, basado en los principios del Telharmonium, junto a otros desarrollos como las primeras unidades de reverberación.

El método foto-óptico de grabación de sonido utilizado en el cine, hizo posible obtener una imagen visible de la onda de sonido, así como de sintetizar un sonido a partir de una onda del mismo.

En la misma época comenzó la experimentación del arte sonoro, cuyos primeros exponentes incluyen a Tristan Tzara, Kurt Schwitters y Filippo Tommaso Marinetti entre otros.

1940-1950

Música concreta

Desde aproximadamente el año 1900, se utilizaba el magnetófono de alambre magnético de baja fidelidad, y a comienzos de 1930 la industria cinematográfica comenzó a adaptarse a los nuevos sistemas de grabación de sonido ópticos basados en células fotoeléctricas.[4]​ En esta época, la empresa alemana de electrónica AEG desarrolla el primer magnetófono de cinta práctico, el Magnetophon K-1, revelado en el Berlin Radio Show en agosto de 1935.[5]

Durante la Segunda Guerra Mundial, Walter Weber redescubrió y aplicó la técnica AC Bias, que incrementó drásticamente la fidelidad de las grabaciones magnéticas al añadir una alta frecuencia inaudible. Extendió en 1941 la curva de frecuencia del Magnetophon K4 hasta 10 kHz y mejoró la relación señal/ruido hasta 60 dB, sobrepasando cualquier sistema de grabación conocido en aquel tiempo.

En 1942, AEG ya estaba realizando pruebas de grabación en estéreo.[6]​ No obstante, estos dispositivos y técnicas fueron un secreto fuera de Alemania hasta el final de la guerra, cuando varios de estos aparatos fueron requisados por Jack Mullin y llevados a Estados Unidos. Estos sirvieron de base para los primeros grabadores de cinta profesionales que fueron comercializados en este país, entre ellos el Model 200 producido por la empresa Ampex.

La cinta de audio magnética abrió un gran campo de posibilidades sonoras para músicos, compositores, productores e ingenieros. Este nuevo aparato era relativamente barato y su fidelidad en la reproducción era mejor que cualquier otro medio de audio conocido hasta la fecha. Cabe señalar que, a diferencia de los discos, ofrecía la misma plasticidad que la película: puede ser ralentizada, acelerada o incluso reproducirse al revés. Puede editarse también físicamente, e incluso pueden unirse diferentes trozos de cinta en loops infinitos que reproducen continuamente determinados patrones de material pregrabado. La amplificación de audio y el equipo de mezcla expandieron aún más allá las posibilidades de la cinta como medio de producción, permitiendo que múltiples grabaciones fueran grabadas a la vez en otra cinta diferente. Otra posibilidad de la cinta era su capacidad de ser modificada fácilmente para convertirse en máquinas de eco, produciendo así de modo complejo, controlable y con gran calidad, efectos de eco y reverberación, lo que es prácticamente imposible de conseguir por medios mecánicos.

Pronto los músicos comenzaron a utilizar el grabador de cinta o magnetófono para desarrollar una nueva técnica de composición llamada música concreta. Esta técnica consiste en la edición de fragmentos de sonidos de la naturaleza o de procesos industriales grabados conjuntamente. Las primeras piezas de esta música fueron creadas por Pierre Schaeffer, con la colaboración de Pierre Henry. En 1950, Schaeffer dio el primer concierto de música concreta en la École Normale de Musique de Paris. Posteriormente, Pierre Henry colaboró con Schaeffer en la Symphonie pour un homme seul (1950), la primera obra importante de música concreta. Un año más tarde, RTF creó el primer estudio para la producción de música electrónica, lo que se convertiría en una tendencia global. También en 1951, Schaeffer y Henry produjeron una ópera, Orpheus, para sonidos y voces concretos.

Elektronische Musik

 
Karlheinz Stockhausen en el Estudio de Música Electrónica de WDR, Colonia, en 1991

Karlheinz Stockhausen trabajó brevemente en el estudio de Schaeffer en 1952 y posteriormente, durante muchos años, en el Estudio de Música Electrónica de la WDR de Colonia, en Alemania.

En Colonia, el que se convertiría en el estudio de música electrónica más famoso del mundo, inició actividades en la radio de la NWDR en 1951, después de que el físico Werner Meyer-Eppler, el técnico de sonido Robert Beyer y el compositor Herbert Eimert convencieran al director de la NWDR, Hanns Hartmann, de la necesidad de dicho espacio. En el mismo año de su creación, fueron transmitidos los primeros estudios de música electrónica en un programa de la propia radio y presentados en los‭ Cursos de Verano de Darmstadt.‭ ‬En‭ ‬1953‭ ‬hubo una demostración pública en la sala de conciertos de la Radio de Colonia, donde se dejaron escuchar siete piezas electrónicas.‭ ‬Los compositores de los estudios electrónicos eran Herbert ‬Eimert,‭ ‬Karel ‬Goeyvaerts,‭ ‬Paul‭ ‬Gredinger,‭ Henry ‬Pousseur y Karlheinz Stockhausen.

El programa comprendía las siguientes piezas:

  • Karlheinz Stockhausen: Estudio II
  • Herbert Eimert: Glockenspiel
  • ‬Karel ‬Goeyvaerts: Composición No. 5
  • Henry ‬Pousseur: Sismogramas
  • Paul‭ ‬Gredinger: Formantes I y II
  • Karlheinz Stockhausen: Estudio I
  • Herbert Eimert: Estudio sobre mezclas de sonido

En su tesis de 1949, Elektronische Klangerzeugung: Elektronische Musik und Synthetische Sprache, Meyer-Eppler concibió la idea de sintetizar música desde señales producidas electrónicamente. De esta manera, la Elektronische Musik se diferenciaba a gran escala de la Musique concrète francesa, que utilizaba sonidos grabados a partir de fuentes acústicas.

Con Stockhausen y Mauricio Kagel como residentes, el estudio de música electrónica de Colonia se convirtió en un emblema del avant-garde o vaguardismo, cuando se empezó a combinar sonidos generados electrónicamente con los de instrumentos tradicionales. Algunos ejemplos significativos son Mixtur (1964) y Hymnen, dritte Region mit Orchester (1967). Stockhausen afirmó que sus oyentes decían que su música electrónica les daba una experiencia de "espacio exterior", sensaciones de volar, o de estar en "un mundo de ensueño fantástico".

Música electrónica en Japón

Aunque los primeros instrumentos electrónicos como el Ondes Martenot, el Theremin o el Trautonium eran poco conocidos en Japón con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, algunos compositores habían tenido conocimiento de ellos en su momento, como Minao Shibata. Años después, diferentes músicos en Japón comenzaron a experimentar con música electrónica, a lo que contribuyó el apoyo institucional, lo que permitió a los compositores experimentar con el último equipamiento de grabación y procesamiento de audio. Estos esfuerzos dieron lugar a una forma musical que fusionaba la música asiática con un nuevo género y que sembraría las bases del dominio japonés en el desarrollo de la tecnología musical durante las siguientes décadas.

Tras la creación de la compañía Sony (conocida entonces como Tokyo Tsushin Kogyo K.K.) en 1946, dos compositores japoneses, Toru Takemitsu y Minao Shibata, de modo independiente, escribieron sobre la posibilidad de utilizar la tecnología electrónica para producir música hacia finales de los años 40. En 1948, Takemitsu concibió una tecnología que pudiese traer "ruido" dentro de tonos musicales atemperados y en el interior de un pequeño y complejo tubo, una idea similar a la musique concrète que Pierre Schaeffer había aventurado en el mismo año. En 1949, Shibata escribió sobre su concepto de "un instrumento musical con grandes posibilidades de actuación" que pudiera "sintetizar cualquier tipo de onda de sonido" y que sea "manejado muy fácilmente," prediciendo que con un instrumento como ese, "la escena musical sería cambiada drásticamente". Ese mismo año, Sony desarrolló el magnetófono magnético G-Type.

En 1950, el estudio de música electrónica Jikken Kobo sería fundado por un grupo de músicos que querían producir música electrónica experimental utilizando magnetófonos Sony. Entre sus miembros se encontraban Toru Takemitsu, Kuniharu Akiyama y Joji Yuasa, y estaba apoyado por Sony, empresa que ofrecía acceso a la última tecnología de audio. La compañía contrató a Takemitsu para componer música electroacústica electrónica para mostrar sus magnetófonos. Más allá del Jikken Kobo, muchos otros compositores como Yasushi Akutagawa, Saburo Tominaga y Shiro Fukai también estaban experimentando con música electroacústica entre 1952 y 1953.

Música electrónica estadounidense

En Estados Unidos, se utilizaban sonidos creados electrónicamente para diferentes composiciones, como ejemplifica la pieza Marginal Intersection de Morton Feldman. Esta pieza está pensada para vientos, metales, percusión, cuerdas, dos osciladores y efectos de sonido.

El Music for Magnetic Tape Project fue formado por miembros de la Escuela de Nueva York (John Cage, Earle Brown, Christian Wolff, David Tudor y Morton Feldman) y duró tres años hasta 1954. Durante esta época, Cage completó su Williams Mix, en 1953.

Música estocástica

Un importante desarrollo lo constituyó la aparición de ordenadores utilizados para componer música, en contraposición de la manipulación o creación de sonidos. Iannis Xenakis comenzó lo que se conoce como musique stochastique o música estocástica, un método compositivo que emplea sistemas matemáticos de probabilidad estocásticos. Se utilizaban diferentes algoritmos de probabilidad para crear piezas bajo un set de parámetros. Xenakis utilizó papel gráfico y una regla para ayudarse a calcular la velocidad de las trayectorias de los glissandos para su composición orquestal Metástasis (1953-1954), utilizando posteriormente ordenadores para componer piezas como ST/4 para cuarteto de cuerda y ST/48 para orquesta.

Desde mediados hasta finales de 1950

En 1954, Stockhausen compuso Elektronische Studie II, la primera pieza electrónica en ser publicada como banda sonora.

En 1955 aparecieron más estudios electrónicos y experimentales. Fueron importantes la creación del Estudio de Fonología, un estudio en el NHK de Tokio fundado por Toshiro Mayuzumi y el estudio de Phillips en Eindhoven, Holanda, que se trasladó a la Universidad de Utrecht como Instituto de Sonología en 1960.

La banda sonora de Forbidden Planet, producida por Louis y Bebe Barron, fue compuesta únicamente mediante circuitos caseros y magnetófonos en 1956.[7]

El primer computador del mundo en reproducir música fue el CSIRAC, diseñado y construido por Trevor Pearcey y Maston Beard. El matemático Geoff Hill programó el CSIRAC para tocar melodías de música popular. No obstante, este computador reproducía un repertorio estándar y no pudo utilizarse para ampliar el pensamiento musical o para tocar composiciones más elaboradas.

El impacto de los computadores continuó durante 1956. Lejaren Hiller y Leonard Isaacson compusieron Iliac Suite para un cuarteto de cuerda, siendo la primera obra completa en ser compuesta con la asistencia de un computador utilizando un algoritmo en la composición. Posteriores desarrollos incluyeron el trabajo de Max Mathews en Bell Laboratories, quien desarrolló el influyente programa MUSIC I. La tecnología del vocoder fue otro importante desarrollo de esta época.

En 1956, Stockhausen compuso Gesang der Jünglinge, la primera gran obra del estudio de Colonia, basada en un texto del Libro de Daniel. Un importante desarrollo tecnológico fue la invención del sintetizador Clavivox por Raymond Scott, con ensamblaje de Robert Moog.

El sintetizador RCA Mark II Sound Synthesizer apareció en 1957. A diferencia de los primeros Theremin y Ondes Martenot, este era difícil de usar pues requería una extensa programación y no podía tocarse en tiempo real. En ocasiones denominado el primer sintetizador electrónico, el RCA Mark II Sound Synthesizer utilizaba osciladores de válvula termoiónica e incorporaba el primer secuenciador. Fue diseñado por RCA e instalado en el Columbia-Princeton Electronic Music Center, donde sigue en la actualidad. Posteriormente, Milton Babbitt, influenciado en sus años de estudiante por la "revolución en el pensamiento musical" de Schoenberg, comenzó a aplicar técnicas seriales a la música electrónica.

1960-1970

Estos fueron años fértiles para la música electrónica, no solo para la académica sino también para algunos artistas independientes a medida que la tecnología del sintetizador se volvía más accesible. En esta época, una poderosa comunidad de compositores y músicos que trabajaba con nuevos sonidos e instrumentos se había establecido y estaba creciendo. Durante estos años aparecen composiciones como Gargoyle de Luening para violín y cinta, así como la premier de Kontakte de Stockhausen para sonidos electrónicos, piano y percusión. En esta última, Stockhausen abandonó la forma musical tradicional basada en un desarrollo lineal y en un clímax dramático. En este nuevo acercamiento, que él denominó como "forma momento", se recuerdan las técnicas de cinematic splice del cine de principios del siglo XX.

El primero de estos sintetizadores en aparecer fue el Buchla, en 1963, siendo producto del esfuerzo del compositor de música concreta Morton Subotnick.

El Theremin había sido utilizado desde los años 20, manteniendo una cierta popularidad gracias a su utilización en numerosas bandas sonoras de películas de ciencia ficción de los años 50 (por ejemplo: The Day the Earth Stood Still de Bernard Herrmann). Durante los años 60, el Theremin hizo apariciones ocasionales en la música popular.

En el Reino Unido, durante este período, el BBC Radiophonic Workshop (creado en 1958) emergió como uno de los estudios más productivos y renombrados del mundo, gracias a su labor en la serie de ciencia ficción Doctor Who. Uno de los artistas electrónicos británicos más influyentes de este período fue Delia Derbyshire. Es famosa por su icónica ejecución en 1963 del tema central de Doctor Who, compuesto por Ron Grainer y reconocida por algunos como la pieza de música electrónica más conocida en el mundo. Derbyshire y sus colegas, entre los que se encuentran Dick Mills, Brian Hodgson (creador del efecto de sonido TARDIS), David Cain, John Baker, Paddy Kingsland y Peter Howell, desarrollaron un amplio cuerpo de trabajo que incluye bandas sonoras, atmósferas, sinfonías de programas y efectos de sonido para BBC TV y sus emisoras de radio.

 
El compositor israelí Josef Tal en el Electronic Music Studio de Jerusalén (~1965). A la derecha, el sintetizador Hugh Le Caine.

En 1961, Josef Tal creó el Centre for Electronic Music in Israel en la Universidad Hebrea, y en 1962 Hugh Le Caine llegó a Jerusalén para instalar su Creative Tape Recorder en el centro.[8]

Milton Babbitt compuso su primer trabajo electrónico utilizando el sintetizador, que fue creado mediante el RCA en el CPEMC. Las colaboraciones se realizaban superando las barreras de los océanos y continentes. En 1961, Ussachevsky invitó a Varèse al Columbia-Princeton Studio (CPEMC), siendo asistido por Mario Davidovsky y Bülent Arel. La intensa actividad del CPEMC, entre otros, inspiró a la creación en San Francisco del Tape Music Center en 1963, por Morton Subotnick junto a otros miembros adicionales, como Pauline Oliveros, Ramón Sender, Terry Riley y Anthony Martin. Un año después tuvo lugar el Primer Seminario de Música Electrónica en Checoslovaquia, organizado en el Radio Broadcast Station de Plzen.

A partir de este momento, se siguieron desarrollando nuevos instrumentos, donde uno de los más importantes avances tuvo lugar en 1964, cuando Robert Moog introdujo el sintetizador Moog, el primer sintetizador analógico controlado por un sistema integrado modular de control de voltaje. Moog Music introdujo posteriormente un sintetizador más pequeño con un teclado llamado Minimoog, que fue utilizado por multitud de compositores y universidades, haciéndose así muy popular. Un ejemplo clásico del uso del Moog de gran tamaño es el álbum Switched-On Bach, de Wendy Carlos.

En 1966, Pierre Schaeffer fundó el Groupe de Recherches Musicales (Grupo de Investigación Musical) para el estudio y la investigación de la música electrónica. Su programación está estructurada a partir de un compromiso en los procesos de difusión, investigación y creación de la música contemporánea y las tendencias en videoarte e imagen más actuales. Sus exhibiciones y conciertos son reproducidas en tiempo real mediante dispositivos electrónicos, interfaces de audio-vídeo y una plantilla de músicos y videoartistas nacionales e internacionales abiertos al uso de tecnologías punta.

Música por ordenador

CSIRAC, el primer computador en reproducir música, realizó este acto públicamente en agosto de 1951.[9]​ Una de las primeras demostraciones a gran escala de lo que se conoció como computer music fue una emisión nacional pre-grabada en la red NBC para el programa Monitor el 10 de febrero de 1962. Un año antes, LaFarr Stuart programó el ordenador CYCLONE de la Universidad del Estado de Iowa para reproducir canciones sencillas y reconocibles a través de un altavoz amplificado adherido a un sistema originalmente utilizado para temas administrativos y de diagnóstico.

Los años 50, 60 y la década de los 70, presenciaron también el desarrollo de grandes marcos operativos para la síntesis informática. En 1957, Max Mathews de Bell Labs, desarrolló el programa MUSIC, culminando un lenguaje de síntesis directa digital.

En París, IRCAM se convirtió en el principal centro de investigación de música creada por computador, desarrollando el sistema informático Sogitec 4X[10]​ que incluía un revolucionario sistema de procesamiento de señal digital en tiempo real. Répons (1981), obra para 24 músicos y 6 solistas de Pierre Boulez, utilizó el sistema 4X para transformar y dirigir a los solistas hacia un sistema de altavoces.

Electrónica en vivo

En Estados Unidos, la electrónica en directo fue llevada a cabo por primera vez en los años 60 por miembros del Milton Cohen's Space Theater en Ann Arbor, Míchigan, entre los que se encontraban Gordon Mumma, Robert Ashley, David Tudor y The Sonic Arts Union, fundada en 1966 por los nombrados anteriormente, incluyendo también a Alvin Lucier y David Behrman. Los festivales ONCE, que mostraban música multimedia para teatro, fueron organizados por Robert Ashley y Gordon Mumma en Ann Arbor entre 1958 y 1969. En 1960, John Cage compuso Cartridge Music, una de las primeras obras de electrónica en vivo.

Los compositores y músicos de jazz, Paul Bley y Annette Peacock, fueron de los primeros en tocar en concierto utilizando sintetizadores Moog hacia finales de 1960. Peacock hacía un uso regular de un sintetizador Moog adaptado para procesar su voz tanto en el escenario como en grabaciones de estudio.

Con el transcurrir del tiempo, se empezaron a formar eventos sociales que trataban de aglutinar una gran cantidad de conciertos con varios artistas en directo. Hasta el momento son muchos los festivales que han manifestado la escena electrónica, marcando muchos de ellos récords de asistencia masiva al evento. Algunos festivales más representativos y destacados del género son:

Actualmente siguen surgiendo megafestivales que buscan expandir la esencia del género electrónico.

Sintetizadores

Robert Moog (también conocido como Bob Moog), a finales de 1963, conoció al compositor experimental Herbert Deutsch, quien, en su búsqueda por sonidos electrónicos nuevos, inspiró a Moog a crear su primer sintetizador, el Sintetizador Modular Moog.[11]

El Moog, aunque era conocido con anterioridad por la comunidad educativa y musical, fue presentado a la sociedad en el otoño de 1964, cuando Bob hizo una demostración durante la Convención de la Sociedad de Ingeniería de Audio, celebrada en Los Ángeles. En esta convención, Moog ya recibió sus primeros pedidos y el negocio despegó.

La compañía Moog Music creció de forma espectacular durante los primeros años, haciéndose aún más conocida cuando Wendy Carlos editó el álbum Switched on Bach. Bob diseñó y comercializó nuevos modelos, como el Minimoog (la primera versión portátil del Moog Modular), el Moog Taurus (teclado de pedales de una octava de extensión, con transposición para bajos y agudos), el PolyMoog (primer modelo 100% polifónico), el MemoryMoog (polifónico, equivalía a seis MiniMoog's en uno), el MinitMoog, el Moog Sanctuary, etc.

Moog no supo gestionar bien su empresa y esta pasó de tener listas de espera de nueve meses a no recibir ningún pedido. Agobiado por las deudas perdió el control de la empresa y fue adquirida por un inversor. Aun así, continuó diseñando instrumentos musicales hasta 1977, cuando abandonó Moog Music y se mudó a un pequeño poblado en las montañas Apalaches. La Moog Music se derrumbó poco después.

En 1967, Kato se acercó al ingeniero Fumio Mieda, quien deseaba iniciarse en la construcción de teclados musicales. Impulsado por el entusiasmo de Mieda, Kato le pidió construir un prototipo de teclado y, 18 meses después, Mieda le presentó un órgano programable. La compañía Keio vendió este órgano bajo la marca Korg, hecha de la combinación de su nombre con la palabra órgano, en inglés Organ.

Los órganos producidos por Keio fueron exitosos a finales de los años 60 y principios de los 70 pero, consciente de la competencia con los grandes fabricantes de órganos ya establecidos, Kato decidió usar la tecnología del órgano electrónico para construir teclados dirigidos al mercado de los sintetizadores. De hecho, el primer sintetizador de Keio (MiniKorg) fue presentado en 1973. Después del éxito de este instrumento, Keio presentó diversos sintetizadores de bajo costo durante los años 1970 y 80 bajo la marca Korg.

1970-1980

En 1970, Charles Wuorinen compuso Time's Encomium, convirtiéndose así en el primer ganador del Premio Pulitzer por ser una composición completamente electrónica. Los años 1970 también vieron cómo se generalizaba el uso de sintetizadores en la música rock, con ejemplos como: Pink Floyd, Tangerine Dream, Yes y Emerson, Lake & Palmer, etc.

Nacimiento de la música electrónica popular

A lo largo de los años 1970, bandas como The Residents y Can abanderaron un movimiento de música experimental que incorporaba elementos de música electrónica. Can fue uno de los primeros grupos en utilizar loops de cinta para la sección de ritmo, mientras que The Residents creaban sus propias cajas de ritmos. También en esta época diferentes bandas de rock, desde Genesis hasta The Cars, comenzaron a incorporar sintetizadores en sus arreglos de rock.

En 1979, el músico Gary Numan contribuyó a llevar la música electrónica a un público más amplio con su hit pop Cars, del álbum The Pleasure Principle. Otros grupos y artistas que contribuyeron significativamente a popularizar la música creada exclusiva o fundamentalmente de modo electrónico fueron Kraftwerk, Depeche Mode, Jean Michel Jarre, Mike Oldfield o Vangelis.

Nacimiento del MIDI

En 1980, un grupo de músicos y fabricantes se pusieron de acuerdo para estandarizar una interfaz a través de la que diferentes instrumentos pudieran comunicarse entre ellos y con el ordenador principal. El estándar se denominó MIDI (Musical Instrument Digital Interface). En agosto de 1983, la especificación 1.0 de MIDI fue finalizada.

La llegada de la tecnología MIDI permitió que con el simple acto de presionar una tecla, controlar una rueda, mover un pedal o dar una orden en un microordenador, se pudieran activar todos y cada uno de los dispositivos del estudio remotamente y de forma sincronizada, respondiendo cada dispositivo de acuerdo a las condiciones prefijadas por el compositor.

Miller Puckette desarrolló un software para el procesamiento gráfico de señal de 4X llamado Max, que posteriormente sería incorporado a Macintosh para el control de MIDI en tiempo real, haciendo que la composición algorítmica estuviera disponible para cualquier compositor que tuviera un mínimo conocimiento de programación informática.

Síntesis digital

En 1979, la empresa australiana Fairlight lanzó el Fairlight CMI (Computer Musical Instrument), el primer sistema práctico de sampler polifónico digital. En 1983, Yamaha introdujo el primer sintetizador digital autónomo, el DX-7, el cual utilizaba síntetis de modulación de frecuencia (síntesis FM), probada por primera vez por John Chowning en Stanford a finales de los años 1960.

1980-1990

Crecimiento de la música dance

Hacia finales de los años 80, los discos de música de baile que utilizaban instrumentación exclusivamente electrónica se hicieron cada vez más populares. Esta tendencia ha continuado hasta el presente, siendo habitual escuchar música electrónica en los clubs de todo el mundo.

Avance en la música

En los años 90, comenzó a ser posible llevar a cabo actuaciones con la asistencia de ordenadores interactivos. Otro avance reciente es la composición Begin Again Again de Tod Machover (MIT y IRCAM) para hyper chelo, un sistema interactivo de sensores que miden los movimientos físicos del chelista. Max Methews desarrolló el programa Conductor para control en tiempo real del tempo, la dinámica y el timbre de un tema electrónico.

2000-2010

 
Una fiesta nocturna rave de música Dance en Viena en 2005.

A medida que la tecnología informática se hace más accesible y el software musical avanza, la producción musical es posible utilizando medios que no guardan ninguna relación con las prácticas tradicionales. Lo mismo ocurre con los conciertos, extendiéndose su práctica utilizando ordenadores portátiles y live coding. Se populariza el término Live PA para describir cualquier tipo de actuación en vivo de música electrónica, ya sea utilizando ordenador, sintetizador u otros dispositivos.

En las décadas de 1990 y 2000 surgieron diferentes entornos virtuales de estudio construidos sobre software, entre los que destacan productos como Reason, de Propellerhead, y Ableton Live, que se hacen cada vez más populares. Estas herramientas proveen alternativas útiles y baratas para los estudios de producción basados en hardware. Gracias a los avances en la tecnología de microprocesadores, se hace posible crear música de elevada calidad utilizando poco más que un solo ordenador. Estos avances han democratizado la creación musical, incrementándose así masivamente y estando disponible al público en internet.

El avance del software y de los entornos de producción virtuales ha llevado a que toda una serie de dispositivos, antiguamente solo existentes como hardware, estén ahora disponibles como piezas virtuales, herramientas o plugins de los software. Algunos de los softwares más populares son Max/Msp y Reaktor, así como paquetes de código abierto tales como Pure Data, SuperCollider y ChucK.

Los avances en la miniaturización de los componentes electrónicos, que en su época facilitaron el acceso a instrumentos y tecnologías usadas solo por músicos con grandes recursos económicos, han dado lugar a una nueva revolución en las herramientas electrónicas usadas para la creación musical. Por ejemplo, durante los años 90, los teléfonos móviles incorporaban generadores de tonos monofónicos que algunas fábricas usaron no solo para generar los Ringtones de sus equipos, sino que permitieron a sus usuarios tener algunas herramientas de creación musical. Posteriormente, los cada vez más pequeños y potentes computadores portátiles, computadores de bolsillo y asistentes digitales personales (del inglés PDA) abrieron camino a las actuales tablets y teléfonos inteligentes que permiten no solo el uso de generadores de tono, sino el de otras herramientas como samplers, sintetizadores monofónicos y polifónicos, grabación multipista, etc. Los que permiten la creación musical en casi cualquier lugar.

Véase también

Bibliografía

  • Blánquez, J. Morera, O. (eds.). ¡Loops!. Una Historia de la Música Electrónica. Barcelona. Mondadori, 2002 (ISBN 84-397-0901-3).
  • Eimert, Herbert y otros. ¿Qué es la Música Electrónica?. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión, 1973.

Notas y referencias

  1. Rosen, Jody. 2008 "Researchers Play Tune Recorded before Edison" New York Times
  2. Theremin, BBC
  3. Entre los compositores que utilizaron el instrumento se incluyen Boulez, Honneger, Jolivet, Koechlin, Messiaen, Milhaud, Tremblay y Varèse. En 1937, Messiaen escribió Fête des belles eaux para 6 Martenot, y escribió partes solistas para este instrumento en su Trois petites Liturgies de la Présence Divine (1943–44) y en la Sinfonía Turangalîla (1946–48/90).
  4. Tyson, Jeff. «How Stuff Works - "How Movie Sound Works"». Entertainment.howstuffworks.com. Consultado el 20 de octubre de 2010. 
  5. . Mixonline.com. 1 de septiembre de 2006. Archivado desde el original el 8 de febrero de 2013. Consultado el 20 de octubre de 2010. 
  6. «Friedrich Engel and Peter Hammar, A Selected History of Magnetic Recording (.pdf document), p.6» (PDF). Consultado el 20 de octubre de 2010. 
  7. Planeta Modular (ed.). «Louis & Bebe Barron – Forbidden Planet». Consultado el 18 de noviembre de 2010. 
  8. Gluck, Robert J.: Fifty years of electronic music in Israel, Organised Sound 10(2): 163–180 Cambridge University Press (2005)
  9. Doornbusch, Paul. . Melbourne School of Engineering, Department of Computer Science and Software Engineering. Archivado desde el original el 29 de agosto de 2007. 
  10. .
  11. Libro: In estéreo. La industria de la música actual:valor económico y social. el caso México.

Enlaces externos

  • Culturaelectronica.net'; Comunidad de música electrónica en latinoamerica
  • Discovering electronic Music; documental de 1983, en inglés.
  • El primer Estudio para Música Electrónica de la historia y su apasionante fundación - Future Music.
  • Mil años de Música Electrónica: Musical Telegraph de Elisha Gray.
  • El Fonógrafo de Thomas Edison.
  • Telharmonium de Thaddeus Cahill.
  • Theremin, Lev Termen.
  • Del Ondes Martenot al órgano Hammond.
  • Música planeadora, dos ediciones de marzo de 1981 del programa de TVE Musical Express, con Àngel Casas.
  •   Datos: Q9778
  •   Multimedia: Electronic music

música, electrónica, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, música, electrónica, aquel, tipo, música, emplea, instrumentos, musicales, electrónicos, tecnología, musical, electrónica, para, producción, interpretación, general, puede, distingui. Para otros usos de este termino vease Musica electronica desambiguacion La musica electronica es aquel tipo de musica que emplea instrumentos musicales electronicos y tecnologia musical electronica para su produccion e interpretacion En general se puede distinguir entre el sonido producido mediante la utilizacion de medios electromecanicos de aquel producido mediante tecnologia electronica que tambien pueden ser mezclados Algunos ejemplos de dispositivos que producen sonido electro mecanicamente son el telarmonio el organo Hammond y la guitarra electrica La produccion de sonidos puramente electronicos pueden lograrse mediante aparatos como el theremin el sintetizador de sonido o el ordenador Musica electronicaOrigenes culturalesFinales del siglo XIX principios del siglo XX Instrumentos comunesInstrumentos musicales electronicosPopularidadMuy alta en todo el mundoSubgenerosMusica electroacustica musica concreta musica industrial wonky dub ambient bass breakbeat chiptune trip hop downtempo drum and bass electro electronica EDM EBM IDM glitch hardcore house minimal synth coldwave synth pop techno jungle dubstep hardstyle trance electropop reggaestep rock electronico chillstep editar datos en Wikidata source source source Un ejemplo de sonidos electronicos solo logrados sinteticamente La musica electronica se asocio originalmente y de manera exclusiva a una forma de musica culta occidental pero desde finales del ano 1960 la disponibilidad de tecnologia musical a precios accesibles propicio que la musica producida por medios electronicos se hiciera cada vez mas popular En la actualidad la musica electronica presenta una gran variedad tecnica y compositiva abarcando desde formas de musica culta experimental hasta formas populares como la musica electronica de baile o shuffle dance Indice 1 Finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX 2 Nueva estetica de la musica 3 Futurismo 4 1920 1930 5 1940 1950 5 1 Musica concreta 5 2 Elektronische Musik 5 3 Musica electronica en Japon 5 4 Musica electronica estadounidense 5 5 Musica estocastica 5 6 Desde mediados hasta finales de 1950 6 1960 1970 6 1 Musica por ordenador 6 2 Electronica en vivo 6 3 Sintetizadores 7 1970 1980 7 1 Nacimiento de la musica electronica popular 7 2 Nacimiento del MIDI 7 3 Sintesis digital 8 1980 1990 8 1 Crecimiento de la musica dance 8 2 Avance en la musica 9 2000 2010 10 Vease tambien 11 Bibliografia 12 Notas y referencias 13 Enlaces externosFinales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX Editar Telharmonium Thaddeus Cahill 1897 La habilidad de grabar sonidos suele relacionarse con la produccion de musica electronica aunque esta no sea absolutamente necesaria para ello El primer dispositivo conocido capaz de grabar sonido fue el fonoautografo patentado en 1857 por Edouard Leon Scott de Martinville Este instrumento podia grabar sonidos visualmente pero no reproducirlos de nuevo 1 Por una parte en 1878 Thomas A Edison patento el fonografo que utilizaba cilindros similares al aparato de Scott Aunque se siguieron utilizando los cilindros durante algun tiempo Emile Berliner desarrollo el fonografo de disco en 1889 Por otra parte otro invento significativo que posteriormente tendria una gran importancia en la musica electronica fue la valvula audion del tipo triodo disenada por Lee DeForest Se trata de la primera valvula termoionica inventada en 1906 que permitiria la generacion y amplificacion de senales electricas la emision de radio y la computacion electronica Con anterioridad a la musica electronica ya existia un creciente deseo entre los compositores de utilizar las tecnologias emergentes en el terreno musical Se crearon multitud de instrumentos que empleaban disenos electromecanicos los cuales facilitaron el camino para la aparicion de instrumentos electronicos Un instrumento electromecanico llamado Telharmonium en ocasiones Teleharmonium o Dynamophone fue desarrollado por Thaddeus Cahill entre los anos 1898 y 1899 Sin embargo como consecuencia de su inmenso tamano nunca se llego a utilizar Se suele considerar como el primer instrumento electronico el Theremin inventado por el profesor Leon Theremin alrededor de 1919 y 1920 2 Otro primitivo instrumento electronico fue el Ondes Martenot que se hizo conocido al ser utilizado en la obra Sinfonia Turangalila por Olivier Messiaen Este tambien fue utilizado por otros compositores especialmente franceses como Andre Jolivet Nueva estetica de la musica EditarEn 1907 justo un ano despues de la invencion del triodo audion Ferruccio Busoni publico Esbozo de una Nueva Estetica de la Musica que trataba sobre el uso tanto de fuentes electronicas como de otras en la musica del futuro Escribio sobre el futuro de las escalas microtonales en la musica que fueron posibles gracias al Dynamophone de Cahill Solo mediante una larga y cuidadosa serie de experimentos y un continuo entrenamiento del oido puede hacerse de este material desconocido uno accesible y plastico para la generacion venidera y para el arte Como consecuencia de este escrito asi como a traves de su contacto personal Busoni tuvo un profundo efecto en multitud de musicos y compositores especialmente en su discipulo Edgard Varese Futurismo EditarArticulo principal Futurismo En Italia el futurismo se acerco a la estetica musical como una transformacion desde un angulo diferente Una idea de la filosofia futurista era la de valorar el ruido asi como de dotar de valor artistico y expresivo a ciertos sonidos que anteriormente no habian sido considerados como musicales El Manifiesto Tecnico de la Musica Futurista de Francesco Balilla Pratella publicado en 1911 establece que su credo es Presentar el alma musical de las masas de las grandes fabricas de los trenes de los cruceros transatlanticos de los acorazados de los automoviles y aeroplanos Anadir a los grandes temas centrales del poema musical el dominio de la maquina y el victorioso reinado de la electricidad El 11 de marzo de 1913 el futurista Luigi Russolo publico su manifiesto El arte de los ruidos original en italiano L arte dei Rumori En 1914 organizo el primer concierto del arte de los ruidos en Milan Para ello utilizo su Intonarumori descrito por Russolo como instrumentos acustico ruidistas cuyos sonidos aullidos bramidos arrastramientos gorgoteos etc eran manualmente activados y proyectados mediante vientos y megafonos En junio se organizaron conciertos similares en Paris 1920 1930 EditarEsta decada trajo una gran riqueza de instrumentos electronicos primitivos asi como las primeras composiciones para instrumentacion electronica El primer instrumento el Theremin fue creado por Leon Theremin nacido como Lev Termen entre 1919 y 1920 en Leningrado Gracias a el se realizaron las primeras composiciones para instrumentos electronicos opuestas a aquellas realizadas por los que se dedicaban a crear sinfonias de ruidos En 1929 Joseph Schillinger compuso su Primera Suite Aerofonica para Theremin y Orquesta interpretada por primera vez por la Orquesta de Cleveland y Leon Theremin como solista Ademas del Theremin el Ondes Martenot fue inventado en 1928 por Maurice Martenot quien debuto en Paris 3 El ano siguiente Antheil compuso por primera vez para dispositivos mecanicos aparatos productores de ruidos motores y amplificadores en su opera inacabada Mr Bloom La grabacion de sonidos dio un salto cualitativo en 1927 cuando el inventor estadounidense J A O Neill desarrollo un dispositivo para la grabacion que utilizaba un tipo de cinta recubierta magneticamente No obstante fue un desastre comercial Dos anos mas tarde Laurens Hammond abrio una empresa dedicada a la fabricacion de instrumentos electronicos Ademas comenzo a producir el organo Hammond basado en los principios del Telharmonium junto a otros desarrollos como las primeras unidades de reverberacion El metodo foto optico de grabacion de sonido utilizado en el cine hizo posible obtener una imagen visible de la onda de sonido asi como de sintetizar un sonido a partir de una onda del mismo En la misma epoca comenzo la experimentacion del arte sonoro cuyos primeros exponentes incluyen a Tristan Tzara Kurt Schwitters y Filippo Tommaso Marinetti entre otros 1940 1950 EditarMusica concreta Editar Articulo principal Musica concreta Desde aproximadamente el ano 1900 se utilizaba el magnetofono de alambre magnetico de baja fidelidad y a comienzos de 1930 la industria cinematografica comenzo a adaptarse a los nuevos sistemas de grabacion de sonido opticos basados en celulas fotoelectricas 4 En esta epoca la empresa alemana de electronica AEG desarrolla el primer magnetofono de cinta practico el Magnetophon K 1 revelado en el Berlin Radio Show en agosto de 1935 5 Durante la Segunda Guerra Mundial Walter Weber redescubrio y aplico la tecnica AC Bias que incremento drasticamente la fidelidad de las grabaciones magneticas al anadir una alta frecuencia inaudible Extendio en 1941 la curva de frecuencia del Magnetophon K4 hasta 10 kHz y mejoro la relacion senal ruido hasta 60 dB sobrepasando cualquier sistema de grabacion conocido en aquel tiempo En 1942 AEG ya estaba realizando pruebas de grabacion en estereo 6 No obstante estos dispositivos y tecnicas fueron un secreto fuera de Alemania hasta el final de la guerra cuando varios de estos aparatos fueron requisados por Jack Mullin y llevados a Estados Unidos Estos sirvieron de base para los primeros grabadores de cinta profesionales que fueron comercializados en este pais entre ellos el Model 200 producido por la empresa Ampex La cinta de audio magnetica abrio un gran campo de posibilidades sonoras para musicos compositores productores e ingenieros Este nuevo aparato era relativamente barato y su fidelidad en la reproduccion era mejor que cualquier otro medio de audio conocido hasta la fecha Cabe senalar que a diferencia de los discos ofrecia la misma plasticidad que la pelicula puede ser ralentizada acelerada o incluso reproducirse al reves Puede editarse tambien fisicamente e incluso pueden unirse diferentes trozos de cinta en loops infinitos que reproducen continuamente determinados patrones de material pregrabado La amplificacion de audio y el equipo de mezcla expandieron aun mas alla las posibilidades de la cinta como medio de produccion permitiendo que multiples grabaciones fueran grabadas a la vez en otra cinta diferente Otra posibilidad de la cinta era su capacidad de ser modificada facilmente para convertirse en maquinas de eco produciendo asi de modo complejo controlable y con gran calidad efectos de eco y reverberacion lo que es practicamente imposible de conseguir por medios mecanicos Pronto los musicos comenzaron a utilizar el grabador de cinta o magnetofono para desarrollar una nueva tecnica de composicion llamada musica concreta Esta tecnica consiste en la edicion de fragmentos de sonidos de la naturaleza o de procesos industriales grabados conjuntamente Las primeras piezas de esta musica fueron creadas por Pierre Schaeffer con la colaboracion de Pierre Henry En 1950 Schaeffer dio el primer concierto de musica concreta en la Ecole Normale de Musique de Paris Posteriormente Pierre Henry colaboro con Schaeffer en la Symphonie pour un homme seul 1950 la primera obra importante de musica concreta Un ano mas tarde RTF creo el primer estudio para la produccion de musica electronica lo que se convertiria en una tendencia global Tambien en 1951 Schaeffer y Henry produjeron una opera Orpheus para sonidos y voces concretos Elektronische Musik Editar Karlheinz Stockhausen en el Estudio de Musica Electronica de WDR Colonia en 1991 Articulo principal Karlheinz Stockhausen Karlheinz Stockhausen trabajo brevemente en el estudio de Schaeffer en 1952 y posteriormente durante muchos anos en el Estudio de Musica Electronica de la WDR de Colonia en Alemania En Colonia el que se convertiria en el estudio de musica electronica mas famoso del mundo inicio actividades en la radio de la NWDR en 1951 despues de que el fisico Werner Meyer Eppler el tecnico de sonido Robert Beyer y el compositor Herbert Eimert convencieran al director de la NWDR Hanns Hartmann de la necesidad de dicho espacio En el mismo ano de su creacion fueron transmitidos los primeros estudios de musica electronica en un programa de la propia radio y presentados en los Cursos de Verano de Darmstadt En 1953 hubo una demostracion publica en la sala de conciertos de la Radio de Colonia donde se dejaron escuchar siete piezas electronicas Los compositores de los estudios electronicos eran Herbert Eimert Karel Goeyvaerts Paul Gredinger Henry Pousseur y Karlheinz Stockhausen El programa comprendia las siguientes piezas Karlheinz Stockhausen Estudio II Herbert Eimert Glockenspiel Karel Goeyvaerts Composicion No 5 Henry Pousseur Sismogramas Paul Gredinger Formantes I y II Karlheinz Stockhausen Estudio I Herbert Eimert Estudio sobre mezclas de sonidoEn su tesis de 1949 Elektronische Klangerzeugung Elektronische Musik und Synthetische Sprache Meyer Eppler concibio la idea de sintetizar musica desde senales producidas electronicamente De esta manera la Elektronische Musik se diferenciaba a gran escala de la Musique concrete francesa que utilizaba sonidos grabados a partir de fuentes acusticas Con Stockhausen y Mauricio Kagel como residentes el estudio de musica electronica de Colonia se convirtio en un emblema del avant garde o vaguardismo cuando se empezo a combinar sonidos generados electronicamente con los de instrumentos tradicionales Algunos ejemplos significativos son Mixtur 1964 y Hymnen dritte Region mit Orchester 1967 Stockhausen afirmo que sus oyentes decian que su musica electronica les daba una experiencia de espacio exterior sensaciones de volar o de estar en un mundo de ensueno fantastico Musica electronica en Japon Editar Aunque los primeros instrumentos electronicos como el Ondes Martenot el Theremin o el Trautonium eran poco conocidos en Japon con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial algunos compositores habian tenido conocimiento de ellos en su momento como Minao Shibata Anos despues diferentes musicos en Japon comenzaron a experimentar con musica electronica a lo que contribuyo el apoyo institucional lo que permitio a los compositores experimentar con el ultimo equipamiento de grabacion y procesamiento de audio Estos esfuerzos dieron lugar a una forma musical que fusionaba la musica asiatica con un nuevo genero y que sembraria las bases del dominio japones en el desarrollo de la tecnologia musical durante las siguientes decadas Tras la creacion de la compania Sony conocida entonces como Tokyo Tsushin Kogyo K K en 1946 dos compositores japoneses Toru Takemitsu y Minao Shibata de modo independiente escribieron sobre la posibilidad de utilizar la tecnologia electronica para producir musica hacia finales de los anos 40 En 1948 Takemitsu concibio una tecnologia que pudiese traer ruido dentro de tonos musicales atemperados y en el interior de un pequeno y complejo tubo una idea similar a la musique concrete que Pierre Schaeffer habia aventurado en el mismo ano En 1949 Shibata escribio sobre su concepto de un instrumento musical con grandes posibilidades de actuacion que pudiera sintetizar cualquier tipo de onda de sonido y que sea manejado muy facilmente prediciendo que con un instrumento como ese la escena musical seria cambiada drasticamente Ese mismo ano Sony desarrollo el magnetofono magnetico G Type En 1950 el estudio de musica electronica Jikken Kobo seria fundado por un grupo de musicos que querian producir musica electronica experimental utilizando magnetofonos Sony Entre sus miembros se encontraban Toru Takemitsu Kuniharu Akiyama y Joji Yuasa y estaba apoyado por Sony empresa que ofrecia acceso a la ultima tecnologia de audio La compania contrato a Takemitsu para componer musica electroacustica electronica para mostrar sus magnetofonos Mas alla del Jikken Kobo muchos otros compositores como Yasushi Akutagawa Saburo Tominaga y Shiro Fukai tambien estaban experimentando con musica electroacustica entre 1952 y 1953 Musica electronica estadounidense Editar En Estados Unidos se utilizaban sonidos creados electronicamente para diferentes composiciones como ejemplifica la pieza Marginal Intersection de Morton Feldman Esta pieza esta pensada para vientos metales percusion cuerdas dos osciladores y efectos de sonido El Music for Magnetic Tape Project fue formado por miembros de la Escuela de Nueva York John Cage Earle Brown Christian Wolff David Tudor y Morton Feldman y duro tres anos hasta 1954 Durante esta epoca Cage completo su Williams Mix en 1953 Musica estocastica Editar Articulo principal Iannis Xenakis Un importante desarrollo lo constituyo la aparicion de ordenadores utilizados para componer musica en contraposicion de la manipulacion o creacion de sonidos Iannis Xenakis comenzo lo que se conoce como musique stochastique o musica estocastica un metodo compositivo que emplea sistemas matematicos de probabilidad estocasticos Se utilizaban diferentes algoritmos de probabilidad para crear piezas bajo un set de parametros Xenakis utilizo papel grafico y una regla para ayudarse a calcular la velocidad de las trayectorias de los glissandos para su composicion orquestal Metastasis 1953 1954 utilizando posteriormente ordenadores para componer piezas como ST 4 para cuarteto de cuerda y ST 48 para orquesta Desde mediados hasta finales de 1950 Editar En 1954 Stockhausen compuso Elektronische Studie II la primera pieza electronica en ser publicada como banda sonora En 1955 aparecieron mas estudios electronicos y experimentales Fueron importantes la creacion del Estudio de Fonologia un estudio en el NHK de Tokio fundado por Toshiro Mayuzumi y el estudio de Phillips en Eindhoven Holanda que se traslado a la Universidad de Utrecht como Instituto de Sonologia en 1960 La banda sonora de Forbidden Planet producida por Louis y Bebe Barron fue compuesta unicamente mediante circuitos caseros y magnetofonos en 1956 7 El primer computador del mundo en reproducir musica fue el CSIRAC disenado y construido por Trevor Pearcey y Maston Beard El matematico Geoff Hill programo el CSIRAC para tocar melodias de musica popular No obstante este computador reproducia un repertorio estandar y no pudo utilizarse para ampliar el pensamiento musical o para tocar composiciones mas elaboradas El impacto de los computadores continuo durante 1956 Lejaren Hiller y Leonard Isaacson compusieron Iliac Suite para un cuarteto de cuerda siendo la primera obra completa en ser compuesta con la asistencia de un computador utilizando un algoritmo en la composicion Posteriores desarrollos incluyeron el trabajo de Max Mathews en Bell Laboratories quien desarrollo el influyente programa MUSIC I La tecnologia del vocoder fue otro importante desarrollo de esta epoca En 1956 Stockhausen compuso Gesang der Junglinge la primera gran obra del estudio de Colonia basada en un texto del Libro de Daniel Un importante desarrollo tecnologico fue la invencion del sintetizador Clavivox por Raymond Scott con ensamblaje de Robert Moog El sintetizador RCA Mark II Sound Synthesizer aparecio en 1957 A diferencia de los primeros Theremin y Ondes Martenot este era dificil de usar pues requeria una extensa programacion y no podia tocarse en tiempo real En ocasiones denominado el primer sintetizador electronico el RCA Mark II Sound Synthesizer utilizaba osciladores de valvula termoionica e incorporaba el primer secuenciador Fue disenado por RCA e instalado en el Columbia Princeton Electronic Music Center donde sigue en la actualidad Posteriormente Milton Babbitt influenciado en sus anos de estudiante por la revolucion en el pensamiento musical de Schoenberg comenzo a aplicar tecnicas seriales a la musica electronica 1960 1970 EditarEstos fueron anos fertiles para la musica electronica no solo para la academica sino tambien para algunos artistas independientes a medida que la tecnologia del sintetizador se volvia mas accesible En esta epoca una poderosa comunidad de compositores y musicos que trabajaba con nuevos sonidos e instrumentos se habia establecido y estaba creciendo Durante estos anos aparecen composiciones como Gargoyle de Luening para violin y cinta asi como la premier de Kontakte de Stockhausen para sonidos electronicos piano y percusion En esta ultima Stockhausen abandono la forma musical tradicional basada en un desarrollo lineal y en un climax dramatico En este nuevo acercamiento que el denomino como forma momento se recuerdan las tecnicas de cinematic splice del cine de principios del siglo XX El primero de estos sintetizadores en aparecer fue el Buchla en 1963 siendo producto del esfuerzo del compositor de musica concreta Morton Subotnick El Theremin habia sido utilizado desde los anos 20 manteniendo una cierta popularidad gracias a su utilizacion en numerosas bandas sonoras de peliculas de ciencia ficcion de los anos 50 por ejemplo The Day the Earth Stood Still de Bernard Herrmann Durante los anos 60 el Theremin hizo apariciones ocasionales en la musica popular En el Reino Unido durante este periodo el BBC Radiophonic Workshop creado en 1958 emergio como uno de los estudios mas productivos y renombrados del mundo gracias a su labor en la serie de ciencia ficcion Doctor Who Uno de los artistas electronicos britanicos mas influyentes de este periodo fue Delia Derbyshire Es famosa por su iconica ejecucion en 1963 del tema central de Doctor Who compuesto por Ron Grainer y reconocida por algunos como la pieza de musica electronica mas conocida en el mundo Derbyshire y sus colegas entre los que se encuentran Dick Mills Brian Hodgson creador del efecto de sonido TARDIS David Cain John Baker Paddy Kingsland y Peter Howell desarrollaron un amplio cuerpo de trabajo que incluye bandas sonoras atmosferas sinfonias de programas y efectos de sonido para BBC TV y sus emisoras de radio El compositor israeli Josef Tal en el Electronic Music Studio de Jerusalen 1965 A la derecha el sintetizador Hugh Le Caine En 1961 Josef Tal creo el Centre for Electronic Music in Israel en la Universidad Hebrea y en 1962 Hugh Le Caine llego a Jerusalen para instalar su Creative Tape Recorder en el centro 8 Milton Babbitt compuso su primer trabajo electronico utilizando el sintetizador que fue creado mediante el RCA en el CPEMC Las colaboraciones se realizaban superando las barreras de los oceanos y continentes En 1961 Ussachevsky invito a Varese al Columbia Princeton Studio CPEMC siendo asistido por Mario Davidovsky y Bulent Arel La intensa actividad del CPEMC entre otros inspiro a la creacion en San Francisco del Tape Music Center en 1963 por Morton Subotnick junto a otros miembros adicionales como Pauline Oliveros Ramon Sender Terry Riley y Anthony Martin Un ano despues tuvo lugar el Primer Seminario de Musica Electronica en Checoslovaquia organizado en el Radio Broadcast Station de Plzen A partir de este momento se siguieron desarrollando nuevos instrumentos donde uno de los mas importantes avances tuvo lugar en 1964 cuando Robert Moog introdujo el sintetizador Moog el primer sintetizador analogico controlado por un sistema integrado modular de control de voltaje Moog Music introdujo posteriormente un sintetizador mas pequeno con un teclado llamado Minimoog que fue utilizado por multitud de compositores y universidades haciendose asi muy popular Un ejemplo clasico del uso del Moog de gran tamano es el album Switched On Bach de Wendy Carlos En 1966 Pierre Schaeffer fundo el Groupe de Recherches Musicales Grupo de Investigacion Musical para el estudio y la investigacion de la musica electronica Su programacion esta estructurada a partir de un compromiso en los procesos de difusion investigacion y creacion de la musica contemporanea y las tendencias en videoarte e imagen mas actuales Sus exhibiciones y conciertos son reproducidas en tiempo real mediante dispositivos electronicos interfaces de audio video y una plantilla de musicos y videoartistas nacionales e internacionales abiertos al uso de tecnologias punta Musica por ordenador Editar CSIRAC el primer computador en reproducir musica realizo este acto publicamente en agosto de 1951 9 Una de las primeras demostraciones a gran escala de lo que se conocio como computer music fue una emision nacional pre grabada en la red NBC para el programa Monitor el 10 de febrero de 1962 Un ano antes LaFarr Stuart programo el ordenador CYCLONE de la Universidad del Estado de Iowa para reproducir canciones sencillas y reconocibles a traves de un altavoz amplificado adherido a un sistema originalmente utilizado para temas administrativos y de diagnostico Los anos 50 60 y la decada de los 70 presenciaron tambien el desarrollo de grandes marcos operativos para la sintesis informatica En 1957 Max Mathews de Bell Labs desarrollo el programa MUSIC culminando un lenguaje de sintesis directa digital En Paris IRCAM se convirtio en el principal centro de investigacion de musica creada por computador desarrollando el sistema informatico Sogitec 4X 10 que incluia un revolucionario sistema de procesamiento de senal digital en tiempo real Repons 1981 obra para 24 musicos y 6 solistas de Pierre Boulez utilizo el sistema 4X para transformar y dirigir a los solistas hacia un sistema de altavoces Electronica en vivo Editar En Estados Unidos la electronica en directo fue llevada a cabo por primera vez en los anos 60 por miembros del Milton Cohen s Space Theater en Ann Arbor Michigan entre los que se encontraban Gordon Mumma Robert Ashley David Tudor y The Sonic Arts Union fundada en 1966 por los nombrados anteriormente incluyendo tambien a Alvin Lucier y David Behrman Los festivales ONCE que mostraban musica multimedia para teatro fueron organizados por Robert Ashley y Gordon Mumma en Ann Arbor entre 1958 y 1969 En 1960 John Cage compuso Cartridge Music una de las primeras obras de electronica en vivo Los compositores y musicos de jazz Paul Bley y Annette Peacock fueron de los primeros en tocar en concierto utilizando sintetizadores Moog hacia finales de 1960 Peacock hacia un uso regular de un sintetizador Moog adaptado para procesar su voz tanto en el escenario como en grabaciones de estudio Con el transcurrir del tiempo se empezaron a formar eventos sociales que trataban de aglutinar una gran cantidad de conciertos con varios artistas en directo Hasta el momento son muchos los festivales que han manifestado la escena electronica marcando muchos de ellos records de asistencia masiva al evento Algunos festivales mas representativos y destacados del genero son Love Parade Tomorrowland festival Ultra Music Festival Street Parade Qlimax Defqon 1 Electric Daisy Carnival Life in Color I Love Techno Festival de Musica y Artes de Coachella Valley Trance Energy Barcelona Beach Festival Creamfields Yo amo los 90 Actualmente siguen surgiendo megafestivales que buscan expandir la esencia del genero electronico Sintetizadores Editar Veanse tambien Minimoogy Korg Robert Moog tambien conocido como Bob Moog a finales de 1963 conocio al compositor experimental Herbert Deutsch quien en su busqueda por sonidos electronicos nuevos inspiro a Moog a crear su primer sintetizador el Sintetizador Modular Moog 11 El Moog aunque era conocido con anterioridad por la comunidad educativa y musical fue presentado a la sociedad en el otono de 1964 cuando Bob hizo una demostracion durante la Convencion de la Sociedad de Ingenieria de Audio celebrada en Los Angeles En esta convencion Moog ya recibio sus primeros pedidos y el negocio despego La compania Moog Music crecio de forma espectacular durante los primeros anos haciendose aun mas conocida cuando Wendy Carlos edito el album Switched on Bach Bob diseno y comercializo nuevos modelos como el Minimoog la primera version portatil del Moog Modular el Moog Taurus teclado de pedales de una octava de extension con transposicion para bajos y agudos el PolyMoog primer modelo 100 polifonico el MemoryMoog polifonico equivalia a seis MiniMoog s en uno el MinitMoog el Moog Sanctuary etc Moog no supo gestionar bien su empresa y esta paso de tener listas de espera de nueve meses a no recibir ningun pedido Agobiado por las deudas perdio el control de la empresa y fue adquirida por un inversor Aun asi continuo disenando instrumentos musicales hasta 1977 cuando abandono Moog Music y se mudo a un pequeno poblado en las montanas Apalaches La Moog Music se derrumbo poco despues En 1967 Kato se acerco al ingeniero Fumio Mieda quien deseaba iniciarse en la construccion de teclados musicales Impulsado por el entusiasmo de Mieda Kato le pidio construir un prototipo de teclado y 18 meses despues Mieda le presento un organo programable La compania Keio vendio este organo bajo la marca Korg hecha de la combinacion de su nombre con la palabra organo en ingles Organ Los organos producidos por Keio fueron exitosos a finales de los anos 60 y principios de los 70 pero consciente de la competencia con los grandes fabricantes de organos ya establecidos Kato decidio usar la tecnologia del organo electronico para construir teclados dirigidos al mercado de los sintetizadores De hecho el primer sintetizador de Keio MiniKorg fue presentado en 1973 Despues del exito de este instrumento Keio presento diversos sintetizadores de bajo costo durante los anos 1970 y 80 bajo la marca Korg 1970 1980 EditarEn 1970 Charles Wuorinen compuso Time s Encomium convirtiendose asi en el primer ganador del Premio Pulitzer por ser una composicion completamente electronica Los anos 1970 tambien vieron como se generalizaba el uso de sintetizadores en la musica rock con ejemplos como Pink Floyd Tangerine Dream Yes y Emerson Lake amp Palmer etc Nacimiento de la musica electronica popular Editar Veanse tambien Rock progresivo Escuela de Berlin Krautrock Space rocky Synth pop A lo largo de los anos 1970 bandas como The Residents y Can abanderaron un movimiento de musica experimental que incorporaba elementos de musica electronica Can fue uno de los primeros grupos en utilizar loops de cinta para la seccion de ritmo mientras que The Residents creaban sus propias cajas de ritmos Tambien en esta epoca diferentes bandas de rock desde Genesis hasta The Cars comenzaron a incorporar sintetizadores en sus arreglos de rock En 1979 el musico Gary Numan contribuyo a llevar la musica electronica a un publico mas amplio con su hit pop Cars del album The Pleasure Principle Otros grupos y artistas que contribuyeron significativamente a popularizar la musica creada exclusiva o fundamentalmente de modo electronico fueron Kraftwerk Depeche Mode Jean Michel Jarre Mike Oldfield o Vangelis Nacimiento del MIDI Editar Articulo principal MIDI En 1980 un grupo de musicos y fabricantes se pusieron de acuerdo para estandarizar una interfaz a traves de la que diferentes instrumentos pudieran comunicarse entre ellos y con el ordenador principal El estandar se denomino MIDI Musical Instrument Digital Interface En agosto de 1983 la especificacion 1 0 de MIDI fue finalizada La llegada de la tecnologia MIDI permitio que con el simple acto de presionar una tecla controlar una rueda mover un pedal o dar una orden en un microordenador se pudieran activar todos y cada uno de los dispositivos del estudio remotamente y de forma sincronizada respondiendo cada dispositivo de acuerdo a las condiciones prefijadas por el compositor Miller Puckette desarrollo un software para el procesamiento grafico de senal de 4X llamado Max que posteriormente seria incorporado a Macintosh para el control de MIDI en tiempo real haciendo que la composicion algoritmica estuviera disponible para cualquier compositor que tuviera un minimo conocimiento de programacion informatica Sintesis digital Editar Vease tambien Sample En 1979 la empresa australiana Fairlight lanzo el Fairlight CMI Computer Musical Instrument el primer sistema practico de sampler polifonico digital En 1983 Yamaha introdujo el primer sintetizador digital autonomo el DX 7 el cual utilizaba sintetis de modulacion de frecuencia sintesis FM probada por primera vez por John Chowning en Stanford a finales de los anos 1960 1980 1990 EditarCrecimiento de la musica dance Editar Articulo principal Musica electronica de baile Veanse tambien Musica electro Techno Musica housey Acid house Veanse tambien Rave Jungle Drum and Bass Musica trancey Trance Hacia finales de los anos 80 los discos de musica de baile que utilizaban instrumentacion exclusivamente electronica se hicieron cada vez mas populares Esta tendencia ha continuado hasta el presente siendo habitual escuchar musica electronica en los clubs de todo el mundo Avance en la musica Editar En los anos 90 comenzo a ser posible llevar a cabo actuaciones con la asistencia de ordenadores interactivos Otro avance reciente es la composicion Begin Again Again de Tod Machover MIT y IRCAM para hyper chelo un sistema interactivo de sensores que miden los movimientos fisicos del chelista Max Methews desarrollo el programa Conductor para control en tiempo real del tempo la dinamica y el timbre de un tema electronico 2000 2010 Editar Una fiesta nocturna rave de musica Dance en Viena en 2005 A medida que la tecnologia informatica se hace mas accesible y el software musical avanza la produccion musical es posible utilizando medios que no guardan ninguna relacion con las practicas tradicionales Lo mismo ocurre con los conciertos extendiendose su practica utilizando ordenadores portatiles y live coding Se populariza el termino Live PA para describir cualquier tipo de actuacion en vivo de musica electronica ya sea utilizando ordenador sintetizador u otros dispositivos En las decadas de 1990 y 2000 surgieron diferentes entornos virtuales de estudio construidos sobre software entre los que destacan productos como Reason de Propellerhead y Ableton Live que se hacen cada vez mas populares Estas herramientas proveen alternativas utiles y baratas para los estudios de produccion basados en hardware Gracias a los avances en la tecnologia de microprocesadores se hace posible crear musica de elevada calidad utilizando poco mas que un solo ordenador Estos avances han democratizado la creacion musical incrementandose asi masivamente y estando disponible al publico en internet El avance del software y de los entornos de produccion virtuales ha llevado a que toda una serie de dispositivos antiguamente solo existentes como hardware esten ahora disponibles como piezas virtuales herramientas o plugins de los software Algunos de los softwares mas populares son Max Msp y Reaktor asi como paquetes de codigo abierto tales como Pure Data SuperCollider y ChucK Los avances en la miniaturizacion de los componentes electronicos que en su epoca facilitaron el acceso a instrumentos y tecnologias usadas solo por musicos con grandes recursos economicos han dado lugar a una nueva revolucion en las herramientas electronicas usadas para la creacion musical Por ejemplo durante los anos 90 los telefonos moviles incorporaban generadores de tonos monofonicos que algunas fabricas usaron no solo para generar los Ringtones de sus equipos sino que permitieron a sus usuarios tener algunas herramientas de creacion musical Posteriormente los cada vez mas pequenos y potentes computadores portatiles computadores de bolsillo y asistentes digitales personales del ingles PDA abrieron camino a las actuales tablets y telefonos inteligentes que permiten no solo el uso de generadores de tono sino el de otras herramientas como samplers sintetizadores monofonicos y polifonicos grabacion multipista etc Los que permiten la creacion musical en casi cualquier lugar Vease tambien EditarGeneros de musica electronica Musica clasica electroacustica Lista de teclistas que utilizaron el sintetizador MoogBibliografia EditarBlanquez J Morera O eds Loops Una Historia de la Musica Electronica Barcelona Mondadori 2002 ISBN 84 397 0901 3 Eimert Herbert y otros Que es la Musica Electronica Buenos Aires Ediciones Nueva Vision 1973 Notas y referencias EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Electronic music de la Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Rosen Jody 2008 Researchers Play Tune Recorded before Edison New York Times Theremin BBC Entre los compositores que utilizaron el instrumento se incluyen Boulez Honneger Jolivet Koechlin Messiaen Milhaud Tremblay y Varese En 1937 Messiaen escribio Fete des belles eaux para 6 Martenot y escribio partes solistas para este instrumento en su Trois petites Liturgies de la Presence Divine 1943 44 y en la Sinfonia Turangalila 1946 48 90 Tyson Jeff How Stuff Works How Movie Sound Works Entertainment howstuffworks com Consultado el 20 de octubre de 2010 Mix Online 1935 AEG Magnetophone Tape Recorder Mixonline com 1 de septiembre de 2006 Archivado desde el original el 8 de febrero de 2013 Consultado el 20 de octubre de 2010 Friedrich Engel and Peter Hammar A Selected History of Magnetic Recording pdf document p 6 PDF Consultado el 20 de octubre de 2010 Planeta Modular ed Louis amp Bebe Barron Forbidden Planet Consultado el 18 de noviembre de 2010 Gluck Robert J Fifty years of electronic music in Israel Organised Sound 10 2 163 180 Cambridge University Press 2005 Doornbusch Paul The Music of CSIRAC Melbourne School of Engineering Department of Computer Science and Software Engineering Archivado desde el original el 29 de agosto de 2007 Schutterhoef 2007 Libro In estereo La industria de la musica actual valor economico y social el caso Mexico Enlaces externos EditarCulturaelectronica net Comunidad de musica electronica en latinoamerica Discovering electronic Music documental de 1983 en ingles El primer Estudio para Musica Electronica de la historia y su apasionante fundacion Future Music Mil anos de Musica Electronica Musical Telegraph de Elisha Gray El Fonografo de Thomas Edison Telharmonium de Thaddeus Cahill Theremin Lev Termen Del Ondes Martenot al organo Hammond Musica planeadora dos ediciones de marzo de 1981 del programa de TVE Musical Express con Angel Casas Datos Q9778 Multimedia Electronic musicObtenido de https es wikipedia org w index php title Musica electronica amp oldid 136147537, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos