fbpx
Wikipedia

Música del Barroco

Historia de la música
  • Música en la Historia antigua
    (hace 50 000 años-500 d. C.)

Música en la Prehistoria
Música en la Antigüedad

Música de la Edad Media
Música del Renacimiento

Música del Barroco
Música del Clasicismo
Música del Romanticismo
Música del impresionismo

  • Período moderno y contemporáneo
    (1910-presente)

Música modernista
Jazz
Música popular
Música contemporánea

Este artículo forma parte de la categoría:
Historia de la música

Véase también: Portal:Música

La música barroca o música del Barroco es el estilo musical europeo, relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del Clasicismo. Caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo, la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del Barroco destacan Johann Cristop Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg Philipp Telemann, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Henry Purcell.

Música barroca
Orígenes musicales Música renacentista tardía (1550-1620)
Orígenes culturales Barroco europeo
Instrumentos comunes Clave, órgano, violín, viola, viola da gamba, laúd, fagot, violonchelo, flauta y oboe
Popularidad siglo XVII y primera mitad del XVIII
Fusiones
Neoclasicismo europeo del siglo XX

El término barroco se tomó de la arquitectura, donde designaba algo «retorcido», una construcción «pesada, elaborada, envuelta» (siendo el término original, «barrueco» o «berrueco», un lusismo que describía una perla deformada o joya falsa). En el siglo XVIII se usó en sentido peyorativo para describir las características del estilo musical del siglo anterior, que se consideraba «tosco, extraño, áspero y anticuado».[1]

Características generales

Las principales características de la música de la época barroca son:

  • La constante presencia del contrapunto y la aparición del contrapunto complejo.
  • La clasificación del contrapunto de primera y segunda especie, y la aparición del contrapunto de tercera y cuarta especie.
  • La polarización de la textura hacia las voces extremas (aguda y grave). Aunque se sigue escribiendo música a cuatro y cinco voces, estas no son ya de similar importancia, sino que se destacan la voz superior y el bajo, abreviándose la escritura de las intermedias en el llamado bajo continuo; esta textura suele llamarse bipolar o de monodía acompañada.
  • La presencia obligatoria del bajo continuo: junto a la línea melódica más grave (el bajo) se escriben unas cifras que resumen la armonía de las voces superiores. El bajo continuo era interpretado habitualmente por uno o varios instrumentos melódicos graves (violonchelo, viola da gamba, fagot...) más un instrumento armónico que improvisaba los acordes (clave, archilaúd, órgano positivo, guitarra barroca, arpa, tiorba...).
  • El desarrollo de la armonía tonal, en la que el movimiento melódico de las voces queda supeditado a la progresión de acordes funcionales, armados desde el bajo continuo. El ritmo armónico es rápido (cambio frecuente de acorde).
  • El ritmo del propio bajo establece un compás claro y sencillo (sea binario o ternario), muy uniforme, incluso mecánico.
  • El desarrollo de un lenguaje instrumental propio diferenciado del vocal, con adaptación de la escritura musical a cada tipo de instrumento (escritura idiomática). En los teatros de ópera aparece la orquesta, con predominio de instrumentos de cuerda frotada, base de la actual orquesta sinfónica.
  • La aparición de nuevas formas vocales e instrumentales: la ópera, el oratorio y la cantata entre las primeras, y el concierto, la sonata y la suite orquestal entre las segundas.
  • El gusto por los fuertes contrastes sonoros (entre coros, entre familias instrumentales o entre solista y orquesta), materializado en la policoralidad y el «estilo concertante», por oposición a la uniformidad de texturas y timbres habitual en el Renacimiento.
  • El amplio espacio dejado a la improvisación, tanto en obras libres como en las ya escritas, en forma de ornamentación.

Estética y función de la música en el Barroco

Estilo surgido en plena lucha entre la Reforma luterana y la Contrarreforma católica, la música fue utilizada en el Barroco como medio de propaganda por las iglesias en competencia y por la alta nobleza, únicas instituciones (junto a algunas ciudades libres) capaces de mantener una capilla de músicos profesionales. La música se vuelve indispensable para cualquier actividad, por lo que el músico pasa a ser un sirviente más de los que acompañaban a los nobles. Producto de estos fines es, como en otras artes de la época, una estética expresiva y teatralizante: profusión en el uso de la ornamentación, dramatismo, uso de recursos para la pompa y esplendor en los espectáculos públicos, fuertes contrastes sonoros...

La transmisión de emociones se organizaba a través de la teoría de los afectos y la retórica, que transfiere conceptos de la oratoria tradicional a la composición del discurso musical. En los géneros vocales la música queda supeditada a la poesía, pues su propósito es el refuerzo en la transmisión del sentido y los sentimientos ligados a la palabra; el espectáculo de mayor éxito, y que mejor resume el gusto y la estética de la época, será la ópera, fusión de poesía, música y teatro. La claridad en la dicción de los textos es por ello condición fundamental, impuesta tanto en la música religiosa como en la teatral (aparición del estilo de recitativo).

La diversificación de estilos

En la época barroca se rompió la unidad de estilo musical de la Europa renacentista: convivieron diversos estilos, utilizados con plena consciencia por los compositores según el lugar en el que trabajasen y el género musical practicado.

Una primera diferenciación se daba entre el stile antico (stylus gravis), consistente en la permanencia de la vieja polifonía renacentista (marginal pero vigente por ejemplo durante todo el siglo XVII en parte de la música religiosa italiana y española), contra el stile moderno (stylus luxurians), ya plenamente barroco y generalizado en la música teatral y de cámara. Así, Monteverdi escribió su Messa da capella como ejemplo del stile antico, y Bach denominaba música concertada a sus cantatas de iglesia por contraposición a motetes o corales más sencillos.

Dos estilos nacionales completamente diferenciados dominaron claramente la música europea del Barroco medio y tardío:

  • El estilo francés. Con la corte de Luis XIV en Versalles como centro de irradiación y Jean-Baptiste Lully como referente, es un estilo fuertemente conservador basado en formas de danza: piezas breves (unidas en la suite) de forma fija bipartita, estructuradas en frases cerradas y simétricas, con armonías muy restringidas (aunque usadas con sutil imaginación) y una compleja ornamentación, estandarizada en figuras escritas.
  • El estilo italiano. Gracias a la constante innovación estilística generada en las ciudades italianas (Venecia, Nápoles, Roma y, sobre todo, Bolonia), las invenciones de la música italiana fueron imitadas en todos los centros musicales europeos, incluidos los franceses, hasta el punto de que el estilo italiano se impuso en el siglo XVIII en todo el continente: desembarco masivo de discípulos de Corelli en Londres, querella de los bufones en Francia, italianización de la corte de Madrid tras la llegada de los borbones, etc. El estilo italiano, ejemplificado en Vivaldi, se caracterizaba por una tonalidad fuertemente marcada mediante escalas, cadencias y progresiones, la melodía al servicio de la armonía, las frecuentes modulaciones, el rápido ritmo armónico, sus formas abiertas (de frases asimétricas) y el uso libre de la improvisación.

El resto de naciones imitaba uno u otro de estos estilos: así, en Alemania los compositores se adaptaban alternativamente a uno u otro, aplicando al tiempo la fuerte tradición polifónica local: por ejemplo Telemann escribió cientos de oberturas y conciertos, mientras Bach ejemplificó sus versiones de uno y otro estilo en su primera publicación, que incluía el Concierto italiano, BWV 971 y la Obertura francesa, BWV 831.

Periodización y evolución

El Barroco temprano (1580-1630)

Desde las últimas décadas del siglo XVI se inició la disolución del antiguo estilo polifónico renacentista, caracterizado por una textura polifónica imitativa homogénea. Dos fueron las novedades principales:

  • La policoralidad (el uso de varios coros), típica de la música religiosa de la escuela veneciana (Giovanni Gabrieli), consistente en la alternancia entre diversos grupos vocales o instrumentales situados en diversas ubicaciones (cori spezzati, típicos de la Basílica de San Marcos). Una evolución natural de la policoralidad fue el estilo concertante, en el que se contrastan instrumentos contra voces (como en los concerti ecclesiastici), o solistas contra el conjunto general.
  • La monodía acompañada, en la que una sola voz aguda concentra todo el interés musical. Su acompañamiento instrumental se escribía de forma taquigráfica como bajo continuo. La Camerata Florentina (llamada Camerata Bardi en honor a su promotor, el conde Giovanni de Bardi) fue decisiva en la difusión de esta monodía acompañada, cuyo objetivo, poner a la música como sierva de la palabra, finalmente cristalizó en la ópera; por ello les interesaba imitar la antigua monodia helénica con acompañamiento de khitara: Vincenzo Galilei, padre del astrónomo Galileo, escribió en 1581 un tratado contra el género musical polifónico neerlandés bajo el título Dialogo della Musica Antica e della Moderna. Sus nuevos géneros musicales recitativo, espressivo y representativo utilizaban además nuevas libertades en disonancias y modulaciones (Seconda pratica).

En ese contexto artístico aparece la figura del cremonés Claudio Monteverdi. Maestro del stile antico (aplicado al polifónico género madrigal) y del stile moderno (la monodia acompañada), daría forma a esa recién creada ópera. En paralelo a ella se desarrolló el oratorio, religioso, gracias a la influencia de Felipe Neri.

El Barroco medio (1630-1680)

El éxito internacional de la música italiana en general y de la ópera en particular expandió por toda Europa (Alemania, Austria, Inglaterra, España...) los recursos de la monodía y del estilo concertante. Mientras tanto, en Italia autores como Cesti, Francesco Cavalli y Luigi Rossi suavizaban la dureza del estilo monódico original para desarrollar la ópera belcantista, en la que se separaban ya claramente recitativos y arias. La nueva ópera pasó de ser un espectáculo aristocrático a entretenimiento de las capas altas de la clase media, gracias a la libre compra de entradas en los teatros napolitanos y venecianos. La ópera francesa (bajo diversos nombres) comenzó su despegue en la corte de Luis XIV, en el mismo tiempo y lugar en que la familia Hotteterre desarrollaba los nuevos instrumentos de madera barrocos (oboe, fagot, flautas travesera y de pico...) y en que se fijaba la suite instrumental francesa.

En el norte de Italia (Módena, Venecia y, sobre todo, la escuela boloñesa) la música instrumental sienta las bases de la tonalidad y de las formas del Barroco tardío. Autores como Legrenzi, Cazzati, Alessandro Stradella o Vitali convierten la vieja canzona en la nueva sonata en trío, de acusado carácter virtuoso y contrapuntístico.

El Barroco tardío (1680-1730)

El Barroco tardío se sitúa aproximadamente entre 1680 y 1730. Una vez más es Italia el país que marcó las tendencias innovadoras, entre cuyos rasgos más notables están:

  • La plena adopción de las fórmulas tonales, a partir de la escuela boloñesa (Torelli) y más tarde Corelli: cadencias frecuentes y muy claras como marco formal, progresiones con movimiento de quintas, cadenas de retardos, acordes paralelos de sexta...
  • La extensión del estilo de concierto, aplicado a la ópera y a la música instrumental: uso de ritornelos, contrastes entre tutti y solo, bajos de gran empuje rítmico, pasajes en unísono, homofonía gobernada por el bajo continuo...

La enorme influencia de Corelli llevó el estilo italiano a toda Europa. En Francia desplazó incluso a la fortísima tradición musical local originada en Lully, no sin grandes resistencias (hasta la tardía querella de los bufones), y en Inglaterra fueron directamente sus discípulos, como Francesco Geminiani, los autores más influyentes. Autores alemanes de primer nivel como Bach, Telemann y Händel estudiaron e imitaron el estilo italiano.

Los compositores barrocos cuya música está actualmente más difundida pertenecen a la generación nacida en torno a 1685: Antonio Vivaldi en Italia, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann en Alemania, Jean Philippe Rameau en Francia y Domenico Scarlatti, español de adopción.

La transición al Clasicismo (1730-1750)

A finales del Barroco hay varias tendencias estéticas: el estilo galante francés desde 1730, el desarrollo en Italia de la ópera buffa, la sonata y la sinfonía, y el estilo sentimental (Empfindsamer Stil) alemán; ellos conforman una suerte de preclasicismo. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), uno de los hijos de Johann Sebastian, es considerado el padre de la sonata clásica.

Para muchos académicos, el fin del periodo Barroco se establece con la muerte del compositor Johan Sebastián Bach el 28 de julio de 1750.

Los géneros y las formas

La emancipación de la música instrumental respecto de la vocal conduce a una clara separación entre géneros instrumentales y géneros vocales. La música instrumental alcanzó pronto su madurez con la creación de formas como la sonata, el concierto y la suite, de gran trascendencia posterior.

Los géneros vocales eran divididos ya en la época entre teatrales y religiosos: entre los primeros se cuenta la gran creación del Barroco musical, la ópera, mientras a los religiosos se adscriben formas nuevas como el oratorio y la cantata, junto a antiguas como el motete y la misa.

La música vocal

La ópera

Las corrientes humanistas, en particular la Camerata Florentina, buscaban ya a finales del XVI una puesta al día del antiguo teatro griego, basándose sin embargo en formas musicales recientes, como el drama litúrgico, el drama pastoral, las comedias madrigalescas con figuras de la commedia dell'arte y los intermezzi teatrales. Los sucesivos experimentos en los que la música vocal se combinaba con danzas y escenas teatrales habladas forjaron finalmente un espectáculo musicalmente continuado, en que estas escenas habladas eran sustituidas por recitativos: había nacido la ópera. Entre las primeras se cuentan la Dafne (1598) de Jacopo Peri, de cuya música solo se conservan algunos fragmentos y cuyo tema fue significativamente tomado de Las metamorfosis de Ovidio, y Eurídice, también de Jacopo Peri, esta sí conservada completa en su edición de 1600. Pero fue Claudio Monteverdi con su Orfeo (1607) quien consolidó la forma.

La evolución posterior y su fusión con otras formas músico-teatrales acabó convirtiendo a la ópera barroca en una representación teatral íntegramente musicada en la que se suceden números de cuatro tipos:

  • Recitativos, en los que los cantantes hacen avanzar los diálogos de la obra dramática en un canto silábico apenas acompañado por el bajo continuo.
  • Arias, verdadero núcleo musical de la ópera. Son números solísticos líricos y muy elaborados, a menudo virtuosos, al servicio del lucimiento del cantante y del puro deleite musical (aun a costa del decurso teatral, aquí suspendido). Hacia el final del periodo se impuso la forma A-B-A, llamada aria da capo.
  • Números instrumentales ejecutados por la orquesta desde el foso, como la sinfonía inicial y, sobre todo, las danzas bailadas en escena.
  • Coros, generalmente a cuatro voces, a imitación de los coros del teatro griego.

La ópera se impuso como el gran espectáculo de la época en toda Europa: además de en toda Italia, se representaron regularmente en lugares como Viena, Londres, Hamburgo, Dresde, Hannover, Múnich y París. Con la notable excepción de Francia, el italiano siguió siendo el idioma de los libretos, y la temática casi siempre mitológica: era la llamada opera seria, arena del triunfo de los compositores con pretensiones de éxito del Barroco.

Paralelamente aparecieron géneros músico-teatrales más populares, en lengua vernácula, con personajes contemporáneos (a menudo de clase baja), tramas a veces humorísticas y pasajes hablados en lugar de recitativos. Estos espectáculos se introducían bien a modo de intermedio entre los actos de la ópera seria o bien como obras independientes; recibieron diversos nombres en cada país: singspiel (Alemania), ballad opera (Inglaterra), zarzuela (España), opera buffa e intermezzo (Italia), opéra-comique (Francia), etc.

El oratorio

Musicalmente casi idéntico a la ópera (aunque con más énfasis en los coros), solía tener una temática religiosa y no era escenificado (esto es, era ejecutado al modo de las actuales "versiones de concierto"). A diferencia de la ópera, casi siempre en italiano, los oratorios solían escribirse en lengua vernácula. El más famoso ejemplo es El Mesías de Händel.

Un caso particular de oratorio, representado en las iglesias protestantes de la época, era la Pasión, obra de larga duración que relataba, en recitativo, el texto evangélico de la Pasión de Jesucristo, con arias y corales insertados. La Pasión según San Mateo de Bach es su más ilustre ejemplo.

La cantata

La asunción de la monodia, el recitativo y el estilo concertante por la música de iglesia dio lugar a una nueva forma musical, la cantata, obra de uso litúrgico que intercalaba sinfonías instrumentales, recitativos, arias y coros. La composición y ejecución de nuevas cantatas religiosas en lengua vernácula era parte de las obligaciones cotidianas de los músicos de los países luteranos, caso de Bach en Leipzig: allí compuso más de doscientas.

Se escribieron también cantatas profanas, especie de minióperas de cámara habitualmente formadas por la secuencia Recitativo-Aria-Recitativo-Aria. Con frecuencia tienen un carácter vanguardista por estar dirigidas a una audiencia selecta y culta. Aunque Alessandro Scarlatti fue el más prolífico autor del género,[2]​ son sin embargo más conocidas la Cantata del café de Bach o las compuestas por Händel, en italiano, durante su estancia en Roma.

El motete

El motete es una forma musical ya marginal en el Barroco. La denominación se reserva para ciertas composiciones religiosas corales escritas a varias voces iguales, frecuentemente en un estilo obsoleto. En el siglo XVII mantuvo cierta vigencia en Alemania e Italia, y en el XVIII aún se usaba a veces la palabra para designar algunas cantatas de estilo concertante.

La música instrumental

 
Evaristo Baschenis, Instrumentos musicales, Siglo XVII.

El Barroco conoció la transformación de los instrumentos renacentistas hacia modelos dinámicamente más flexibles y vio aparecer la orquesta en el sentido moderno del término. Nacida durante el siglo XVI en ambientes populares, la familia del violín (violines, violas, violonchelos) alcanzó su grado máximo de perfección constructiva en el XVII, hasta el punto de que entonces quedaron fijados los modelos que, en lo fundamental, han sido reproducidos durante los trescientos años siguientes, gracias a la labor de familias de artesanos como los Stradivari y los Amati. Paralelamente a ella sobrevivió a pleno rendimiento la fabricación de violas da gamba, extinguidas sin embargo hacia el final del periodo. Los instrumentos de madera fueron radicalmente transformados por la familia Hotteterre en la corte francesa de Versalles, apareciendo entonces el oboe, el fagot y la flauta travesera barroca. Por otra parte, se siguen utilizando instrumentos de otras épocas como el sacabuche, la trompeta y la trompa, ambos sin pistones.

La música instrumental, que en la época anterior dio el primer asomo en la música académica, tuvo un auge sin precedentes en los siglos XVII y XVIII; por primera vez en la historia, la música vocal e instrumental estaban en plena igualdad. Hubo un gran florecimiento en formas musicales, técnicas, intérpretes y compositores, que poseían ya un profundo conocimiento de la técnica de los instrumentos, al servicio de una fuerte expresión emocional: son típicos testimonios como el de François Raguenet sobre el violinista Arcangelo Corelli quien, cuando tocaba en público, "perdía el dominio de sí mismo".

Formas solísticas: preludios, tocatas, fantasías y fugas

Los preludios, fantasías o tocatas son piezas para un instrumento solista (generalmente de teclado) de carácter improvisatorio; como tales, suelen ser rapsódicas, cargadas de ornamentación, de forma y compás poco definidos y de textura variable.[3]​ Esas piezas improvisatorias solían ir seguidas de una fuga (a 2, 3, 4 o 5 voces): forma derivada del antiguo ricercare, en ella una breve melodía llamada sujeto es presentada inicialmente en cada una de las voces y desarrollada después en contrapunto imitativo.

La sonata

Al igual que la palabra cantata designa una composición para canto solista y bajo continuo, la palabra sonata designa en el Barroco una composición para ser "sonada", esto es, para uno o dos instrumentos (sonata a solo o sonata a trío, respectivamente) más el habitual bajo continuo. La combinación más habitual incluía violín, flauta travesera u oboe para la o las voces superiores, más violonchelo y un instrumento de acordes (órgano, clave, arpa, laúd...) para el continuo: su textura muestra la polarización de voces típica del Barroco. Derivada de la canzona del Barroco temprano, la sonata solía dividirse en tres o cuatro movimientos de carácter y tempo contrastantes: típica es la secuencia Largo-Allegro-Adagio-Allegro.[4]

La sonatas destinadas a la iglesia (sonate da chiesa) solían consistir en movimientos de forma libre, que incluían algún fugado entre los rápidos. Las destinadas a las salas civiles (sonate da camera) incluían movimientos de danza bipartitos, al modo de la suite. Entre los más célebres autores de sonatas están Corelli, Vivaldi y Bach. A mediados del siglo XVIII la palabra sonata designó también obras para tecla, tales como las más de quinientas sonatas para clave de Domenico Scarlatti.

El concerto grosso

Fue solo a finales del XVII cuando se consolidó el concepto de orquesta, como conjunto en el que varios instrumentos de cuerda interpretan al unísono una misma línea melódica, de suerte que una música escrita a tres o cuatro voces (esto es, en partitura de tres o cuatro pentagramas) podía ser interpretada por un conjunto de hasta quince o veinte músicos. Nació así la posibilidad de alternar pasajes para la masa orquestal completa (tutti, ripieno o concerto grosso) con otros para los solistas del conjunto (concertino, habitualmente formado por dos violines y un violonchelo). A las obras así escritas se les llamó concerti grossi.

Tras su primera aparición en la escuela de Bolonia, los concerti grossi fueron difundidos por toda Europa gracias a las publicaciones de Arcangelo Corelli; consistentes inicialmente en meras sonatas en trío en las que cada pasaje era repetido por el tutti tras ser tocado por el concertino, las partes solísticas ganaron en sofisticación y dificultad técnica hasta diferenciarse temática y musicalmente de las partes orquestales: nació así el concierto solista virtuoso en tres movimientos (típicamente Allegro-Adagio-Presto), fijado por Vivaldi y que traspasó épocas musicales al punto de estar aún vigente como forma musical. Importantes centros del género instrumental concertante fueron Módena, Bolonia y Venecia.

La suite

Una suite es una sucesión de movimientos o piezas de danza que se interpretan seguidas (en francés, suite). Su secuencia mínima clásica incluía:

  • Allemande: danza alemana de compás cuaternario y tempo moderado.
  • Courante: movimiento que generalmente es un poco más rápido que el anterior, de compás ternario y frecuentes hemiolias.
  • Sarabande: danza lenta de compás ternario que acentúa característicamente su segundo pulso, de origen español.
  • Giga: danza rápida en diversos compases de subdivisión ternaria, de origen irlandés.

A las que se podía añadir una obertura inicial más otras danzas tras la giga, elegidas libremente, como por ejemplo:

  • Minueto: de compás ternario parecido al del vals. La suite suele contener dos minués emparejados.
  • Rondó: pequeña pieza basada en la repetición de un tema (A), con intrusiones (B, C, D, etc.).

De carácter aristocrático, vigoroso rítmicamente y muy sofisticado en lo melódico, la suite se derivó de los ballets de cour de la corte francesa de Versalles y acabó infiltrándose en toda la música instrumental francesa, alemana e incluso italiana, tanto para instrumentos solistas (clavicémbalo, laúd, tiorba) como para grupos de cámara o conjunto orquestal. Su transformación en música camerística estilizó sus pìezas a costa de su original carácter danzable.[5]

Principales compositores

La inmensa mayoría de los compositores de la época barroca trabajaban al servicio de mecenas pertenecientes a la alta aristocracia o al alto clero: reyes, príncipes alemanes, cardenales, arzobispos o instituciones religiosas de posibles (como catedrales o conventos notables). Solían completar sus ingresos con la edición y venta de sus propias obras impresas. En todos los casos eran intérpretes que tocaban y dirigían sus propias obras, compuestas en general para las funciones indicadas por su patrón: liturgia, música de cámara, música ceremonial, etc.

Italia

Giovanni Gabrieli (c. 1555-1612) es el principal exponente del Barroco temprano: su música contiene ya los estilos esenciales de la nueva época estética. Claudio Monteverdi (1567-1643) es el primer gran compositor del Barroco; inauguró el nuevo género operístico en Italia y Europa. Girolamo Frescobaldi (1578-1643) tuvo gran importancia en el desarrollo de la música para teclado, en particular por sus toccate para clave y sus canzone para órgano. A mediados de siglo sobresale Giovanni Legrenzi (1626-1690).

Del barroco temprano destacan Francesca Caccini (1587-1640), hija del también compositor Giulio Caccini (1551-1618). Apodada "la Monteverdi de Florencia", Francesca Caccini fue la primera mujer en componer una ópera, La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina, la cual a su vez fue la primera ópera italiana en ser representada fuera de Italia. Maddalena Casulana (c.1544-1590) fue la primera mujer compositora que tuvo música impresa y publicada en la historia de la música occidental.

Arcangelo Corelli (1658-1711), Giuseppe Torelli y Alessandro Scarlatti (1660-1725) dominan la escena nacional de la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Ya en la primera mitad del siglo XVIII, Antonio Vivaldi (1678-1741), Tomaso Albinoni (1671-1751), Domenico Scarlatti (1685-1757) y Giuseppe Tartini (1692-1770) representan la cumbre y el ocaso barroco en su país.

Alemania

 
La obra de Bach está considerada la cumbre de la música barroca, y su "Pasión según San Mateo" y el "Clave bien temperado" son cimas de la música occidental.

El nuevo estilo barroco fue aprendido en Venecia por un joven Heinrich Schütz (1585-1672), el más influyente músico en la primera mitad del siglo XVII alemán. De notable importancia son también Johann Hermann Schein (1586-1630), Samuel Scheidt (1587-1654) y Michael Praetorius (1571-1621), autor del tratado Syntagma Musicum.

En la segunda mitad del siglo XVII el organista Dietrich Buxtehude (1637-1707), visitado en Lübeck en 1705 por un joven Bach, es junto al violinista de la corte imperial vienesa Heinrich Ignaz Franz von Biber el más sobresaliente autor. Destacan asimismo los teclistas Johann Pachelbel (1653-1706) y Johann Jakob Froberger (1616-67), junto a Georg Muffat (1653-1704), privilegiado testigo de los diversos estilos musicales del momento. A caballo entre los siglos XVII y XVIII, Johann Kuhnau (1660-1722), predecesor de Bach como Kantor en Leipzig, Johann Joseph Fux (1660-1741), Johann Caspar Ferdinand Fischer (c. 1665-1746) y Georg Böhm (1661-1733) son los más prominentes compositores.

El Barroco musical llegó a su máxima madurez y esplendor en la primera mitad del siglo XVIII con uno de los compositores más importantes de la música universal, Johann Sebastian Bach (1685-1750), que agotó todas las posibilidades de la música barroca. Su fallecimiento marca tradicionalmente el fin del periodo.

Entre los restantes autores del Barroco alemán tardío cabe destacar al compositor operístico Reinhard Keiser (1674-1739), al tratadista Johann Mattheson (1681-1764), al laudista Silvius Leopold Weiss (1686-1750), a Johann Adolph Hasse (1699-1783), Carl Heinrich Graun (1703-59) y un joven Georg Friedrich Händel (1685-1759) -hasta que en 1712 se fue a Inglaterra- y, sobre todo, a Georg Philipp Telemann (1681-1767), que marca igualmente el inicio de la transición de la música barroca hacia la música clásica de la segunda mitad del siglo XVIII en su país.

Inglaterra

Las peculiares condiciones históricas de la Inglaterra del XVII resultaron en una peculiar persistencia del estilo polifónico hasta bien entrado el siglo. Tras la restauración de 1660, John Blow (1649-1708) y su alumno Henry Purcell (1659-95) fueron los más destacados e influyentes autores.

En la primera mitad del siglo XVIII, Georg Friedrich Händel (1685-1759), desde su llegada en 1712 al país, es el más destacado e influyente autor y es considerado aún, junto con su paisano y coetáneo Bach, el más importante compositor del Barroco tardío. Después de Händel, la música inglesa vive un periodo de ocaso, aunque a mediados del siglo XVIII destacan Thomas Augustine Arne (1710-78) y William Boyce (1711-79).

Francia

La música barroca francesa participó en gran parte en el brillo cultural de Francia. Esa época corresponde a un tiempo de intensa producción musical en el país. El término "música barroca", que incluye la música francesa que compuesta entre 1600 y 1770, es a la vez complejo y diverso, ya que la música en Francia evolucionó mucho durante este período.

Contexto

A principios del siglo XVII, todas las artes evolucionaron. La polifonía renacentista, un tipo de música con dos o más líneas simultáneas de melodía independiente, evolucionó y la música instrumental aumentó, lo que marcó un alejamiento de la voz, y la excelencia de la composición musical. Luis XIV quería expandir el poder político y económico de Francia en las artes y disminuir la influencia de la música italiana. Francia era experta en acordes y era hábil en la creación de música para contar historias, en encontrar la expresión adecuada para imitar la naturaleza, volver a contar historias mitológicas y expresar emociones. Compositores, dramaturgos y músicos de la corte y de la Iglesia contribuyeron a esta búsqueda francesa de elegancia y perfección.

La música, un instrumento polivalente

La música era un elemento cotidiano en la corte francesa. Acompañaba la vida ordinaria y extraordinaria, los servicios religiosos y los entretenimientos reales. Era compuesta para realzar el esplendor de las ceremonias públicas, o para relajar a los soberanos y cortesanos en privado. En esa época, la música servía tanto de entretenimiento como de importante herramienta política. Por lo tanto, sus funciones consistían en consolidar la autoridad, el prestigio y el estatus de la monarquía.

La herramienta de un monarca

A través de la historia, los monarcas franceses fueron conocidos por su profundo amor por las artes, ya que comprendieron su importancia social y política y, por lo tanto, las promovían activamente. Para Luis XIV, el poder y las artes estaban ligados. Por el contrario, el amor de María Antonieta por la música era apolítico. El papel de la música cambió a lo largo de los siglos, así como sus formas, instrumentos, interpretación y recepción.

El advenimiento de la ópera francesa

Al comienzo del reinado de Luis XIV, entre 1650 y 1670, la corte francesa permitió el desarrollo de dos nuevos géneros que duraron hasta la Revolución Francesa adaptándose a los gustos del público: el gran motete y la ópera.

En la década de 1650, el cardenal Mazarino introdujo la ópera italiana en la Corte. La música de Cavalli fue muy apreciada y bienvenida por el público francés, pero cuando Luis XIV se convirtió en rey en 1660, su popularidad disminuyó, y la ópera francesa fue traída de vuelta diez años más tarde. Una de las primeras producciones de ópera francesa fue la del compositor Robert Cambert y el libretista Pierre Perrin, que crearon la primera pastoral Pomone 'francesa', que se representó en la nueva Académie Royale de Musique en 1671. El público quedó asombrado por la mezcla de poesía y música.

La Academia Real de Música

La Académie Royale de Musique fue fundada en 1669 para producir y desarrollar la ópera francesa. A partir de 1672, la Academia estuvo bajo la dirección de Jean-Baptiste Lully, el verdadero fundador de la ópera francesa. A petición de Luis XIV, produjo una ópera dividida en partes iguales en canciones, música, poesía, danza y efectos teatrales. La tragédie lyrique nació. Durante muchos años, el género dominó la escena francesa y evolucionó hacia la gran ópera romántica en el siglo XIX.

El reinado de Lully

El reinado del Roi Soleil marcó el amanecer del arte lírico, donde la ópera floreció en las formas de comedia-ballet y tragédie lyrique. Primer compositor de su siglo y maestro de la música barroca francesa, Jean-Baptiste Lully revolucionó la danza, la música y el teatro en la corte.

Desde Cadmo y Harmonía (1673) hasta Armida (1686), Lully exploró la música, la acústica, la puesta en escena y el drama en su tragedia lírica, donde se dio mayor importancia al coro y a la orquesta. Sus espectáculos incluían escenas de canciones y bailes, desarrollo de personajes profundos y atrevidos decorados, así como efectos teatrales.

Colaboró todos los años con poetas como Quinault, escenógrafos como Bérain y Vigarani y prestigiosos diseñadores de vestuario y coreógrafos como Beauchamp. Orquestas, coros, solistas y bailarines fueron todos animados por Lully a superarse a sí mismos y contribuir al surgimiento de la ópera francesa como una representación fundamental de las artes europeas. Cuando Lully murió en 1687, la Ópera se había convertido en el principal teatro de Europa y así permaneció hasta el siglo XIX con la apertura de teatros de ópera en Lyon, Lille, Burdeos y Rouen.

España

En España sobresalieron Gaspar Sanz, Juan Cabanilles, Antonio de Literes, Antonio Soler, Juan Hidalgo, Sebastián Durón, José Marín, José de Nebra, Francisco Corselli, José de Torres, Juan Francés de Iribarren, Jaime Facco, Joaquín García de Antonio y Tomás de Torrejón y Velasco. Por entonces vivieron en España, donde compusieron la mayor parte de sus obras, los italianos Domenico Scarlatti y Luigi Boccherini. Fue muy importante la actividad musical durante el reinado de Fernando VI, un gran amante de este arte. Por otro lado, la ópera no fue asimilada sino hasta el siglo XVIII. En su lugar se llevaron a cabo las zarzuelas.

En los virreinatos españoles de América también hubo actividad musical, principalmente en México, Perú y Bolivia, con compositores, como el milanés Roque Ceruti, Juan de Araujo, José de Orejón y Aparicio, Juan Gutiérrez de Padilla, Ignacio Jerusalem, Domenico Zipoli, Manuel de Sumaya, José de Torres, Antonio Durán de la Motta y Manuel de Mesa y Carrizo, cantantes e instrumentistas. Mucha de esta música aún se conserva y ejecuta.

Obras representativas del Barroco

Obras representativas del Barroco
Año Obra Compositor
1607 Orfeo (ópera) Claudio Monteverdi
1630 Fiori musicali Girolamo Frescobaldi
1640 Selva morale e spirituale Claudio Monteverdi
1676 Atys (ópera) Jean-Baptiste Lully
1689 Dido y Eneas Henry Purcell
1700 Sonatas para violín y bajo continuo op. 5 Arcangelo Corelli
1711 L'estro armonico Antonio Vivaldi
1717 Música acuática Georg Friedrich Händel
1722 Conciertos de Brandeburgo Johann Sebastian Bach
1722-44 El clave bien temperado Johann Sebastian Bach
1724 Giulio Cesare Georg Friedrich Händel
1725 Las cuatro estaciones Antonio Vivaldi
1727 Pasión según San Mateo Johann Sebastian Bach
1713-30 4 libros de órdenes François Couperin
1733 Tafelmusik Georg Philipp Telemann
1738 Ejercicios para clavicémbalo Domenico Scarlatti
1742 El Mesías Georg Friedrich Händel
1749 Música para los reales fuegos de artificio Georg Friedrich Händel
1749-50 El arte de la fuga Johann Sebastian Bach
1728-1750 Misa en si menor Johann Sebastian Bach

Intérpretes contemporáneos de música barroca

En la actualidad la música barroca es interpretada por un gran número de conjuntos musicales en todo el mundo, incluyendo aquellas que ejecutan una amplia variedad de música clásica; existen, sin embargo, conjuntos que se han especializado en música de este periodo.

Una de las principales características de estos grupos es que buscan rescatar estilos de interpretación e instrumentos propios de la época barroca. Utilizan afinaciones distintas a las empleadas por las orquestas sinfónicas actuales, así como tempos y ritmos poco ortodoxos respecto al canon que ha imperado desde finales del siglo XIX en Occidente.

Bibliografía

Véase también

Referencias

  1. Aullón de Haro, Pedro: Barroco. Verbum, 2013, p. 60.
  2. Bukofzer, pp. 255 y ss.
  3. Grout I, pp. 451
  4. Grout I, pp. 463-464
  5. Grout I, pp. 458

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Música del Barroco.
  • Portal de Música Antigua en castellano


  •   Datos: Q8361
  •   Multimedia: Baroque music

música, barroco, historia, músicamúsica, historia, antigua, hace, años, música, prehistoriamúsica, antigüedad, música, antigua, 1600, música, edad, mediamúsica, renacimiento, período, práctica, común, 1600, 1910, música, clasicismomúsica, romanticismomúsica, i. Historia de la musicaMusica en la Historia antigua hace 50 000 anos 500 d C Musica en la PrehistoriaMusica en la Antiguedad Musica antigua 500 1600 Musica de la Edad MediaMusica del Renacimiento Periodo de la practica comun 1600 1910 Musica del BarrocoMusica del ClasicismoMusica del RomanticismoMusica del impresionismo Periodo moderno y contemporaneo 1910 presente Musica modernistaJazzMusica popularMusica contemporaneaEste articulo forma parte de la categoria Historia de la musicaVease tambien Portal MusicaLa musica barroca o musica del Barroco es el estilo musical europeo relacionado con la epoca cultural homonima que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la opera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750 Es uno de los estilos de la generalmente llamada musica clasica o culta europea antecedido por la musica del Renacimiento y seguido por la musica del Clasicismo Caracterizada por la aparicion de la tonalidad y el uso del bajo continuo la barroca fue la epoca en la que se crearon formas musicales como la sonata el concierto y la opera Entre los musicos del Barroco destacan Johann Cristop Pachelbel Johann Sebastian Bach Georg Friedrich Handel Antonio Vivaldi Domenico Scarlatti Georg Philipp Telemann Jean Baptiste Lully Arcangelo Corelli Claudio Monteverdi Henry Purcell Musica barrocaOrigenes musicalesMusica renacentista tardia 1550 1620 Origenes culturalesBarroco europeoInstrumentos comunesClave organo violin viola viola da gamba laud fagot violonchelo flauta y oboePopularidadsiglo XVII y primera mitad del XVIIIFusionesNeoclasicismo europeo del siglo XX editar datos en Wikidata El termino barroco se tomo de la arquitectura donde designaba algo retorcido una construccion pesada elaborada envuelta siendo el termino original barrueco o berrueco un lusismo que describia una perla deformada o joya falsa En el siglo XVIII se uso en sentido peyorativo para describir las caracteristicas del estilo musical del siglo anterior que se consideraba tosco extrano aspero y anticuado 1 Indice 1 Caracteristicas generales 1 1 Estetica y funcion de la musica en el Barroco 1 2 La diversificacion de estilos 2 Periodizacion y evolucion 2 1 El Barroco temprano 1580 1630 2 2 El Barroco medio 1630 1680 2 3 El Barroco tardio 1680 1730 2 4 La transicion al Clasicismo 1730 1750 3 Los generos y las formas 3 1 La musica vocal 3 1 1 La opera 3 1 2 El oratorio 3 1 3 La cantata 3 1 4 El motete 3 2 La musica instrumental 3 2 1 Formas solisticas preludios tocatas fantasias y fugas 3 2 2 La sonata 3 2 3 El concerto grosso 3 2 4 La suite 4 Principales compositores 4 1 Italia 4 2 Alemania 4 3 Inglaterra 4 4 Francia 4 4 1 Contexto 4 4 2 La musica un instrumento polivalente 4 4 3 La herramienta de un monarca 4 4 4 El advenimiento de la opera francesa 4 4 5 La Academia Real de Musica 4 4 6 El reinado de Lully 4 5 Espana 5 Obras representativas del Barroco 6 Interpretes contemporaneos de musica barroca 7 Bibliografia 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Enlaces externosCaracteristicas generales EditarLas principales caracteristicas de la musica de la epoca barroca son La constante presencia del contrapunto y la aparicion del contrapunto complejo La clasificacion del contrapunto de primera y segunda especie y la aparicion del contrapunto de tercera y cuarta especie La polarizacion de la textura hacia las voces extremas aguda y grave Aunque se sigue escribiendo musica a cuatro y cinco voces estas no son ya de similar importancia sino que se destacan la voz superior y el bajo abreviandose la escritura de las intermedias en el llamado bajo continuo esta textura suele llamarse bipolar o de monodia acompanada La presencia obligatoria del bajo continuo junto a la linea melodica mas grave el bajo se escriben unas cifras que resumen la armonia de las voces superiores El bajo continuo era interpretado habitualmente por uno o varios instrumentos melodicos graves violonchelo viola da gamba fagot mas un instrumento armonico que improvisaba los acordes clave archilaud organo positivo guitarra barroca arpa tiorba El desarrollo de la armonia tonal en la que el movimiento melodico de las voces queda supeditado a la progresion de acordes funcionales armados desde el bajo continuo El ritmo armonico es rapido cambio frecuente de acorde El ritmo del propio bajo establece un compas claro y sencillo sea binario o ternario muy uniforme incluso mecanico El desarrollo de un lenguaje instrumental propio diferenciado del vocal con adaptacion de la escritura musical a cada tipo de instrumento escritura idiomatica En los teatros de opera aparece la orquesta con predominio de instrumentos de cuerda frotada base de la actual orquesta sinfonica La aparicion de nuevas formas vocales e instrumentales la opera el oratorio y la cantata entre las primeras y el concierto la sonata y la suite orquestal entre las segundas El gusto por los fuertes contrastes sonoros entre coros entre familias instrumentales o entre solista y orquesta materializado en la policoralidad y el estilo concertante por oposicion a la uniformidad de texturas y timbres habitual en el Renacimiento El amplio espacio dejado a la improvisacion tanto en obras libres como en las ya escritas en forma de ornamentacion Teatro Argentina Pannini 1747 Museo del Louvre Estetica y funcion de la musica en el Barroco Editar Estilo surgido en plena lucha entre la Reforma luterana y la Contrarreforma catolica la musica fue utilizada en el Barroco como medio de propaganda por las iglesias en competencia y por la alta nobleza unicas instituciones junto a algunas ciudades libres capaces de mantener una capilla de musicos profesionales La musica se vuelve indispensable para cualquier actividad por lo que el musico pasa a ser un sirviente mas de los que acompanaban a los nobles Producto de estos fines es como en otras artes de la epoca una estetica expresiva y teatralizante profusion en el uso de la ornamentacion dramatismo uso de recursos para la pompa y esplendor en los espectaculos publicos fuertes contrastes sonoros La transmision de emociones se organizaba a traves de la teoria de los afectos y la retorica que transfiere conceptos de la oratoria tradicional a la composicion del discurso musical En los generos vocales la musica queda supeditada a la poesia pues su proposito es el refuerzo en la transmision del sentido y los sentimientos ligados a la palabra el espectaculo de mayor exito y que mejor resume el gusto y la estetica de la epoca sera la opera fusion de poesia musica y teatro La claridad en la diccion de los textos es por ello condicion fundamental impuesta tanto en la musica religiosa como en la teatral aparicion del estilo de recitativo La diversificacion de estilos Editar En la epoca barroca se rompio la unidad de estilo musical de la Europa renacentista convivieron diversos estilos utilizados con plena consciencia por los compositores segun el lugar en el que trabajasen y el genero musical practicado Una primera diferenciacion se daba entre el stile antico stylus gravis consistente en la permanencia de la vieja polifonia renacentista marginal pero vigente por ejemplo durante todo el siglo XVII en parte de la musica religiosa italiana y espanola contra el stile moderno stylus luxurians ya plenamente barroco y generalizado en la musica teatral y de camara Asi Monteverdi escribio su Messa da capella como ejemplo del stile antico y Bach denominaba musica concertada a sus cantatas de iglesia por contraposicion a motetes o corales mas sencillos Dos estilos nacionales completamente diferenciados dominaron claramente la musica europea del Barroco medio y tardio El estilo frances Con la corte de Luis XIV en Versalles como centro de irradiacion y Jean Baptiste Lully como referente es un estilo fuertemente conservador basado en formas de danza piezas breves unidas en la suite de forma fija bipartita estructuradas en frases cerradas y simetricas con armonias muy restringidas aunque usadas con sutil imaginacion y una compleja ornamentacion estandarizada en figuras escritas El estilo italiano Gracias a la constante innovacion estilistica generada en las ciudades italianas Venecia Napoles Roma y sobre todo Bolonia las invenciones de la musica italiana fueron imitadas en todos los centros musicales europeos incluidos los franceses hasta el punto de que el estilo italiano se impuso en el siglo XVIII en todo el continente desembarco masivo de discipulos de Corelli en Londres querella de los bufones en Francia italianizacion de la corte de Madrid tras la llegada de los borbones etc El estilo italiano ejemplificado en Vivaldi se caracterizaba por una tonalidad fuertemente marcada mediante escalas cadencias y progresiones la melodia al servicio de la armonia las frecuentes modulaciones el rapido ritmo armonico sus formas abiertas de frases asimetricas y el uso libre de la improvisacion El resto de naciones imitaba uno u otro de estos estilos asi en Alemania los compositores se adaptaban alternativamente a uno u otro aplicando al tiempo la fuerte tradicion polifonica local por ejemplo Telemann escribio cientos de oberturas y conciertos mientras Bach ejemplifico sus versiones de uno y otro estilo en su primera publicacion que incluia el Concierto italiano BWV 971 y la Obertura francesa BWV 831 Periodizacion y evolucion EditarEl Barroco temprano 1580 1630 Editar Desde las ultimas decadas del siglo XVI se inicio la disolucion del antiguo estilo polifonico renacentista caracterizado por una textura polifonica imitativa homogenea Dos fueron las novedades principales La policoralidad el uso de varios coros tipica de la musica religiosa de la escuela veneciana Giovanni Gabrieli consistente en la alternancia entre diversos grupos vocales o instrumentales situados en diversas ubicaciones cori spezzati tipicos de la Basilica de San Marcos Una evolucion natural de la policoralidad fue el estilo concertante en el que se contrastan instrumentos contra voces como en los concerti ecclesiastici o solistas contra el conjunto general La monodia acompanada en la que una sola voz aguda concentra todo el interes musical Su acompanamiento instrumental se escribia de forma taquigrafica como bajo continuo La Camerata Florentina llamada Camerata Bardi en honor a su promotor el conde Giovanni de Bardi fue decisiva en la difusion de esta monodia acompanada cuyo objetivo poner a la musica como sierva de la palabra finalmente cristalizo en la opera por ello les interesaba imitar la antigua monodia helenica con acompanamiento de khitara Vincenzo Galilei padre del astronomo Galileo escribio en 1581 un tratado contra el genero musical polifonico neerlandes bajo el titulo Dialogo della Musica Antica e della Moderna Sus nuevos generos musicales recitativo espressivo y representativo utilizaban ademas nuevas libertades en disonancias y modulaciones Seconda pratica En ese contexto artistico aparece la figura del cremones Claudio Monteverdi Maestro del stile antico aplicado al polifonico genero madrigal y del stile moderno la monodia acompanada daria forma a esa recien creada opera En paralelo a ella se desarrollo el oratorio religioso gracias a la influencia de Felipe Neri El Barroco medio 1630 1680 Editar El exito internacional de la musica italiana en general y de la opera en particular expandio por toda Europa Alemania Austria Inglaterra Espana los recursos de la monodia y del estilo concertante Mientras tanto en Italia autores como Cesti Francesco Cavalli y Luigi Rossi suavizaban la dureza del estilo monodico original para desarrollar la opera belcantista en la que se separaban ya claramente recitativos y arias La nueva opera paso de ser un espectaculo aristocratico a entretenimiento de las capas altas de la clase media gracias a la libre compra de entradas en los teatros napolitanos y venecianos La opera francesa bajo diversos nombres comenzo su despegue en la corte de Luis XIV en el mismo tiempo y lugar en que la familia Hotteterre desarrollaba los nuevos instrumentos de madera barrocos oboe fagot flautas travesera y de pico y en que se fijaba la suite instrumental francesa En el norte de Italia Modena Venecia y sobre todo la escuela bolonesa la musica instrumental sienta las bases de la tonalidad y de las formas del Barroco tardio Autores como Legrenzi Cazzati Alessandro Stradella o Vitali convierten la vieja canzona en la nueva sonata en trio de acusado caracter virtuoso y contrapuntistico El Barroco tardio 1680 1730 Editar El Barroco tardio se situa aproximadamente entre 1680 y 1730 Una vez mas es Italia el pais que marco las tendencias innovadoras entre cuyos rasgos mas notables estan La plena adopcion de las formulas tonales a partir de la escuela bolonesa Torelli y mas tarde Corelli cadencias frecuentes y muy claras como marco formal progresiones con movimiento de quintas cadenas de retardos acordes paralelos de sexta La extension del estilo de concierto aplicado a la opera y a la musica instrumental uso de ritornelos contrastes entre tutti y solo bajos de gran empuje ritmico pasajes en unisono homofonia gobernada por el bajo continuo La enorme influencia de Corelli llevo el estilo italiano a toda Europa En Francia desplazo incluso a la fortisima tradicion musical local originada en Lully no sin grandes resistencias hasta la tardia querella de los bufones y en Inglaterra fueron directamente sus discipulos como Francesco Geminiani los autores mas influyentes Autores alemanes de primer nivel como Bach Telemann y Handel estudiaron e imitaron el estilo italiano Los compositores barrocos cuya musica esta actualmente mas difundida pertenecen a la generacion nacida en torno a 1685 Antonio Vivaldi en Italia Georg Friedrich Handel Johann Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann en Alemania Jean Philippe Rameau en Francia y Domenico Scarlatti espanol de adopcion La transicion al Clasicismo 1730 1750 Editar A finales del Barroco hay varias tendencias esteticas el estilo galante frances desde 1730 el desarrollo en Italia de la opera buffa la sonata y la sinfonia y el estilo sentimental Empfindsamer Stil aleman ellos conforman una suerte de preclasicismo Carl Philipp Emanuel Bach 1714 1788 uno de los hijos de Johann Sebastian es considerado el padre de la sonata clasica Para muchos academicos el fin del periodo Barroco se establece con la muerte del compositor Johan Sebastian Bach el 28 de julio de 1750 Los generos y las formas EditarLa emancipacion de la musica instrumental respecto de la vocal conduce a una clara separacion entre generos instrumentales y generos vocales La musica instrumental alcanzo pronto su madurez con la creacion de formas como la sonata el concierto y la suite de gran trascendencia posterior Los generos vocales eran divididos ya en la epoca entre teatrales y religiosos entre los primeros se cuenta la gran creacion del Barroco musical la opera mientras a los religiosos se adscriben formas nuevas como el oratorio y la cantata junto a antiguas como el motete y la misa La musica vocal Editar La opera Editar Las corrientes humanistas en particular la Camerata Florentina buscaban ya a finales del XVI una puesta al dia del antiguo teatro griego basandose sin embargo en formas musicales recientes como el drama liturgico el drama pastoral las comedias madrigalescas con figuras de la commedia dell arte y los intermezzi teatrales Los sucesivos experimentos en los que la musica vocal se combinaba con danzas y escenas teatrales habladas forjaron finalmente un espectaculo musicalmente continuado en que estas escenas habladas eran sustituidas por recitativos habia nacido la opera Entre las primeras se cuentan la Dafne 1598 de Jacopo Peri de cuya musica solo se conservan algunos fragmentos y cuyo tema fue significativamente tomado de Las metamorfosis de Ovidio y Euridice tambien de Jacopo Peri esta si conservada completa en su edicion de 1600 Pero fue Claudio Monteverdi con su Orfeo 1607 quien consolido la forma La evolucion posterior y su fusion con otras formas musico teatrales acabo convirtiendo a la opera barroca en una representacion teatral integramente musicada en la que se suceden numeros de cuatro tipos Recitativos en los que los cantantes hacen avanzar los dialogos de la obra dramatica en un canto silabico apenas acompanado por el bajo continuo Arias verdadero nucleo musical de la opera Son numeros solisticos liricos y muy elaborados a menudo virtuosos al servicio del lucimiento del cantante y del puro deleite musical aun a costa del decurso teatral aqui suspendido Hacia el final del periodo se impuso la forma A B A llamada aria da capo Numeros instrumentales ejecutados por la orquesta desde el foso como la sinfonia inicial y sobre todo las danzas bailadas en escena Coros generalmente a cuatro voces a imitacion de los coros del teatro griego La opera se impuso como el gran espectaculo de la epoca en toda Europa ademas de en toda Italia se representaron regularmente en lugares como Viena Londres Hamburgo Dresde Hannover Munich y Paris Con la notable excepcion de Francia el italiano siguio siendo el idioma de los libretos y la tematica casi siempre mitologica era la llamada opera seria arena del triunfo de los compositores con pretensiones de exito del Barroco Paralelamente aparecieron generos musico teatrales mas populares en lengua vernacula con personajes contemporaneos a menudo de clase baja tramas a veces humoristicas y pasajes hablados en lugar de recitativos Estos espectaculos se introducian bien a modo de intermedio entre los actos de la opera seria o bien como obras independientes recibieron diversos nombres en cada pais singspiel Alemania ballad opera Inglaterra zarzuela Espana opera buffa e intermezzo Italia opera comique Francia etc El oratorio Editar Articulo principal Oratorio musica Musicalmente casi identico a la opera aunque con mas enfasis en los coros solia tener una tematica religiosa y no era escenificado esto es era ejecutado al modo de las actuales versiones de concierto A diferencia de la opera casi siempre en italiano los oratorios solian escribirse en lengua vernacula El mas famoso ejemplo es El Mesias de Handel Un caso particular de oratorio representado en las iglesias protestantes de la epoca era la Pasion obra de larga duracion que relataba en recitativo el texto evangelico de la Pasion de Jesucristo con arias y corales insertados La Pasion segun San Mateo de Bach es su mas ilustre ejemplo La cantata Editar Articulo principal Cantata La asuncion de la monodia el recitativo y el estilo concertante por la musica de iglesia dio lugar a una nueva forma musical la cantata obra de uso liturgico que intercalaba sinfonias instrumentales recitativos arias y coros La composicion y ejecucion de nuevas cantatas religiosas en lengua vernacula era parte de las obligaciones cotidianas de los musicos de los paises luteranos caso de Bach en Leipzig alli compuso mas de doscientas Se escribieron tambien cantatas profanas especie de minioperas de camara habitualmente formadas por la secuencia Recitativo Aria Recitativo Aria Con frecuencia tienen un caracter vanguardista por estar dirigidas a una audiencia selecta y culta Aunque Alessandro Scarlatti fue el mas prolifico autor del genero 2 son sin embargo mas conocidas la Cantata del cafe de Bach o las compuestas por Handel en italiano durante su estancia en Roma El motete Editar El motete es una forma musical ya marginal en el Barroco La denominacion se reserva para ciertas composiciones religiosas corales escritas a varias voces iguales frecuentemente en un estilo obsoleto En el siglo XVII mantuvo cierta vigencia en Alemania e Italia y en el XVIII aun se usaba a veces la palabra para designar algunas cantatas de estilo concertante La musica instrumental Editar Vease tambien Instrumentos musicales del Barroco Evaristo Baschenis Instrumentos musicales Siglo XVII El Barroco conocio la transformacion de los instrumentos renacentistas hacia modelos dinamicamente mas flexibles y vio aparecer la orquesta en el sentido moderno del termino Nacida durante el siglo XVI en ambientes populares la familia del violin violines violas violonchelos alcanzo su grado maximo de perfeccion constructiva en el XVII hasta el punto de que entonces quedaron fijados los modelos que en lo fundamental han sido reproducidos durante los trescientos anos siguientes gracias a la labor de familias de artesanos como los Stradivari y los Amati Paralelamente a ella sobrevivio a pleno rendimiento la fabricacion de violas da gamba extinguidas sin embargo hacia el final del periodo Los instrumentos de madera fueron radicalmente transformados por la familia Hotteterre en la corte francesa de Versalles apareciendo entonces el oboe el fagot y la flauta travesera barroca Por otra parte se siguen utilizando instrumentos de otras epocas como el sacabuche la trompeta y la trompa ambos sin pistones La musica instrumental que en la epoca anterior dio el primer asomo en la musica academica tuvo un auge sin precedentes en los siglos XVII y XVIII por primera vez en la historia la musica vocal e instrumental estaban en plena igualdad Hubo un gran florecimiento en formas musicales tecnicas interpretes y compositores que poseian ya un profundo conocimiento de la tecnica de los instrumentos al servicio de una fuerte expresion emocional son tipicos testimonios como el de Francois Raguenet sobre el violinista Arcangelo Corelli quien cuando tocaba en publico perdia el dominio de si mismo Formas solisticas preludios tocatas fantasias y fugas Editar Articulos principales Tocata Preludio Fantasiay Fuga Los preludios fantasias o tocatas son piezas para un instrumento solista generalmente de teclado de caracter improvisatorio como tales suelen ser rapsodicas cargadas de ornamentacion de forma y compas poco definidos y de textura variable 3 Esas piezas improvisatorias solian ir seguidas de una fuga a 2 3 4 o 5 voces forma derivada del antiguo ricercare en ella una breve melodia llamada sujeto es presentada inicialmente en cada una de las voces y desarrollada despues en contrapunto imitativo La sonata Editar Articulo principal Sonata Al igual que la palabra cantata designa una composicion para canto solista y bajo continuo la palabra sonata designa en el Barroco una composicion para ser sonada esto es para uno o dos instrumentos sonata a solo o sonata a trio respectivamente mas el habitual bajo continuo La combinacion mas habitual incluia violin flauta travesera u oboe para la o las voces superiores mas violonchelo y un instrumento de acordes organo clave arpa laud para el continuo su textura muestra la polarizacion de voces tipica del Barroco Derivada de la canzona del Barroco temprano la sonata solia dividirse en tres o cuatro movimientos de caracter y tempo contrastantes tipica es la secuencia Largo Allegro Adagio Allegro 4 La sonatas destinadas a la iglesia sonate da chiesa solian consistir en movimientos de forma libre que incluian algun fugado entre los rapidos Las destinadas a las salas civiles sonate da camera incluian movimientos de danza bipartitos al modo de la suite Entre los mas celebres autores de sonatas estan Corelli Vivaldi y Bach A mediados del siglo XVIII la palabra sonata designo tambien obras para tecla tales como las mas de quinientas sonatas para clave de Domenico Scarlatti El concerto grosso Editar Fue solo a finales del XVII cuando se consolido el concepto de orquesta como conjunto en el que varios instrumentos de cuerda interpretan al unisono una misma linea melodica de suerte que una musica escrita a tres o cuatro voces esto es en partitura de tres o cuatro pentagramas podia ser interpretada por un conjunto de hasta quince o veinte musicos Nacio asi la posibilidad de alternar pasajes para la masa orquestal completa tutti ripieno o concerto grosso con otros para los solistas del conjunto concertino habitualmente formado por dos violines y un violonchelo A las obras asi escritas se les llamo concerti grossi Tras su primera aparicion en la escuela de Bolonia los concerti grossi fueron difundidos por toda Europa gracias a las publicaciones de Arcangelo Corelli consistentes inicialmente en meras sonatas en trio en las que cada pasaje era repetido por el tutti tras ser tocado por el concertino las partes solisticas ganaron en sofisticacion y dificultad tecnica hasta diferenciarse tematica y musicalmente de las partes orquestales nacio asi el concierto solista virtuoso en tres movimientos tipicamente Allegro Adagio Presto fijado por Vivaldi y que traspaso epocas musicales al punto de estar aun vigente como forma musical Importantes centros del genero instrumental concertante fueron Modena Bolonia y Venecia La suite Editar Articulo principal Suite Una suite es una sucesion de movimientos o piezas de danza que se interpretan seguidas en frances suite Su secuencia minima clasica incluia Allemande danza alemana de compas cuaternario y tempo moderado Courante movimiento que generalmente es un poco mas rapido que el anterior de compas ternario y frecuentes hemiolias Sarabande danza lenta de compas ternario que acentua caracteristicamente su segundo pulso de origen espanol Giga danza rapida en diversos compases de subdivision ternaria de origen irlandes A las que se podia anadir una obertura inicial mas otras danzas tras la giga elegidas libremente como por ejemplo Minueto de compas ternario parecido al del vals La suite suele contener dos minues emparejados Rondo pequena pieza basada en la repeticion de un tema A con intrusiones B C D etc De caracter aristocratico vigoroso ritmicamente y muy sofisticado en lo melodico la suite se derivo de los ballets de cour de la corte francesa de Versalles y acabo infiltrandose en toda la musica instrumental francesa alemana e incluso italiana tanto para instrumentos solistas clavicembalo laud tiorba como para grupos de camara o conjunto orquestal Su transformacion en musica cameristica estilizo sus piezas a costa de su original caracter danzable 5 Principales compositores EditarLa inmensa mayoria de los compositores de la epoca barroca trabajaban al servicio de mecenas pertenecientes a la alta aristocracia o al alto clero reyes principes alemanes cardenales arzobispos o instituciones religiosas de posibles como catedrales o conventos notables Solian completar sus ingresos con la edicion y venta de sus propias obras impresas En todos los casos eran interpretes que tocaban y dirigian sus propias obras compuestas en general para las funciones indicadas por su patron liturgia musica de camara musica ceremonial etc Italia Editar Giovanni Gabrieli c 1555 1612 es el principal exponente del Barroco temprano su musica contiene ya los estilos esenciales de la nueva epoca estetica Claudio Monteverdi 1567 1643 es el primer gran compositor del Barroco inauguro el nuevo genero operistico en Italia y Europa Girolamo Frescobaldi 1578 1643 tuvo gran importancia en el desarrollo de la musica para teclado en particular por sus toccate para clave y sus canzone para organo A mediados de siglo sobresale Giovanni Legrenzi 1626 1690 Del barroco temprano destacan Francesca Caccini 1587 1640 hija del tambien compositor Giulio Caccini 1551 1618 Apodada la Monteverdi de Florencia Francesca Caccini fue la primera mujer en componer una opera La liberazione di Ruggiero dall isola d Alcina la cual a su vez fue la primera opera italiana en ser representada fuera de Italia Maddalena Casulana c 1544 1590 fue la primera mujer compositora que tuvo musica impresa y publicada en la historia de la musica occidental Arcangelo Corelli 1658 1711 Giuseppe Torelli y Alessandro Scarlatti 1660 1725 dominan la escena nacional de la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII Ya en la primera mitad del siglo XVIII Antonio Vivaldi 1678 1741 Tomaso Albinoni 1671 1751 Domenico Scarlatti 1685 1757 y Giuseppe Tartini 1692 1770 representan la cumbre y el ocaso barroco en su pais Alemania Editar La obra de Bach esta considerada la cumbre de la musica barroca y su Pasion segun San Mateo y el Clave bien temperado son cimas de la musica occidental El nuevo estilo barroco fue aprendido en Venecia por un joven Heinrich Schutz 1585 1672 el mas influyente musico en la primera mitad del siglo XVII aleman De notable importancia son tambien Johann Hermann Schein 1586 1630 Samuel Scheidt 1587 1654 y Michael Praetorius 1571 1621 autor del tratado Syntagma Musicum En la segunda mitad del siglo XVII el organista Dietrich Buxtehude 1637 1707 visitado en Lubeck en 1705 por un joven Bach es junto al violinista de la corte imperial vienesa Heinrich Ignaz Franz von Biber el mas sobresaliente autor Destacan asimismo los teclistas Johann Pachelbel 1653 1706 y Johann Jakob Froberger 1616 67 junto a Georg Muffat 1653 1704 privilegiado testigo de los diversos estilos musicales del momento A caballo entre los siglos XVII y XVIII Johann Kuhnau 1660 1722 predecesor de Bach como Kantor en Leipzig Johann Joseph Fux 1660 1741 Johann Caspar Ferdinand Fischer c 1665 1746 y Georg Bohm 1661 1733 son los mas prominentes compositores El Barroco musical llego a su maxima madurez y esplendor en la primera mitad del siglo XVIII con uno de los compositores mas importantes de la musica universal Johann Sebastian Bach 1685 1750 que agoto todas las posibilidades de la musica barroca Su fallecimiento marca tradicionalmente el fin del periodo Entre los restantes autores del Barroco aleman tardio cabe destacar al compositor operistico Reinhard Keiser 1674 1739 al tratadista Johann Mattheson 1681 1764 al laudista Silvius Leopold Weiss 1686 1750 a Johann Adolph Hasse 1699 1783 Carl Heinrich Graun 1703 59 y un joven Georg Friedrich Handel 1685 1759 hasta que en 1712 se fue a Inglaterra y sobre todo a Georg Philipp Telemann 1681 1767 que marca igualmente el inicio de la transicion de la musica barroca hacia la musica clasica de la segunda mitad del siglo XVIII en su pais Inglaterra Editar Las peculiares condiciones historicas de la Inglaterra del XVII resultaron en una peculiar persistencia del estilo polifonico hasta bien entrado el siglo Tras la restauracion de 1660 John Blow 1649 1708 y su alumno Henry Purcell 1659 95 fueron los mas destacados e influyentes autores En la primera mitad del siglo XVIII Georg Friedrich Handel 1685 1759 desde su llegada en 1712 al pais es el mas destacado e influyente autor y es considerado aun junto con su paisano y coetaneo Bach el mas importante compositor del Barroco tardio Despues de Handel la musica inglesa vive un periodo de ocaso aunque a mediados del siglo XVIII destacan Thomas Augustine Arne 1710 78 y William Boyce 1711 79 Francia Editar La musica barroca francesa participo en gran parte en el brillo cultural de Francia Esa epoca corresponde a un tiempo de intensa produccion musical en el pais El termino musica barroca que incluye la musica francesa que compuesta entre 1600 y 1770 es a la vez complejo y diverso ya que la musica en Francia evoluciono mucho durante este periodo Contexto Editar A principios del siglo XVII todas las artes evolucionaron La polifonia renacentista un tipo de musica con dos o mas lineas simultaneas de melodia independiente evoluciono y la musica instrumental aumento lo que marco un alejamiento de la voz y la excelencia de la composicion musical Luis XIV queria expandir el poder politico y economico de Francia en las artes y disminuir la influencia de la musica italiana Francia era experta en acordes y era habil en la creacion de musica para contar historias en encontrar la expresion adecuada para imitar la naturaleza volver a contar historias mitologicas y expresar emociones Compositores dramaturgos y musicos de la corte y de la Iglesia contribuyeron a esta busqueda francesa de elegancia y perfeccion La musica un instrumento polivalente Editar La musica era un elemento cotidiano en la corte francesa Acompanaba la vida ordinaria y extraordinaria los servicios religiosos y los entretenimientos reales Era compuesta para realzar el esplendor de las ceremonias publicas o para relajar a los soberanos y cortesanos en privado En esa epoca la musica servia tanto de entretenimiento como de importante herramienta politica Por lo tanto sus funciones consistian en consolidar la autoridad el prestigio y el estatus de la monarquia La herramienta de un monarca Editar A traves de la historia los monarcas franceses fueron conocidos por su profundo amor por las artes ya que comprendieron su importancia social y politica y por lo tanto las promovian activamente Para Luis XIV el poder y las artes estaban ligados Por el contrario el amor de Maria Antonieta por la musica era apolitico El papel de la musica cambio a lo largo de los siglos asi como sus formas instrumentos interpretacion y recepcion El advenimiento de la opera francesa Editar Al comienzo del reinado de Luis XIV entre 1650 y 1670 la corte francesa permitio el desarrollo de dos nuevos generos que duraron hasta la Revolucion Francesa adaptandose a los gustos del publico el gran motete y la opera En la decada de 1650 el cardenal Mazarino introdujo la opera italiana en la Corte La musica de Cavalli fue muy apreciada y bienvenida por el publico frances pero cuando Luis XIV se convirtio en rey en 1660 su popularidad disminuyo y la opera francesa fue traida de vuelta diez anos mas tarde Una de las primeras producciones de opera francesa fue la del compositor Robert Cambert y el libretista Pierre Perrin que crearon la primera pastoral Pomone francesa que se represento en la nueva Academie Royale de Musique en 1671 El publico quedo asombrado por la mezcla de poesia y musica La Academia Real de Musica Editar La Academie Royale de Musique fue fundada en 1669 para producir y desarrollar la opera francesa A partir de 1672 la Academia estuvo bajo la direccion de Jean Baptiste Lully el verdadero fundador de la opera francesa A peticion de Luis XIV produjo una opera dividida en partes iguales en canciones musica poesia danza y efectos teatrales La tragedie lyrique nacio Durante muchos anos el genero domino la escena francesa y evoluciono hacia la gran opera romantica en el siglo XIX El reinado de Lully Editar El reinado del Roi Soleil marco el amanecer del arte lirico donde la opera florecio en las formas de comedia ballet y tragedie lyrique Primer compositor de su siglo y maestro de la musica barroca francesa Jean Baptiste Lully revoluciono la danza la musica y el teatro en la corte Desde Cadmo y Harmonia 1673 hasta Armida 1686 Lully exploro la musica la acustica la puesta en escena y el drama en su tragedia lirica donde se dio mayor importancia al coro y a la orquesta Sus espectaculos incluian escenas de canciones y bailes desarrollo de personajes profundos y atrevidos decorados asi como efectos teatrales Colaboro todos los anos con poetas como Quinault escenografos como Berain y Vigarani y prestigiosos disenadores de vestuario y coreografos como Beauchamp Orquestas coros solistas y bailarines fueron todos animados por Lully a superarse a si mismos y contribuir al surgimiento de la opera francesa como una representacion fundamental de las artes europeas Cuando Lully murio en 1687 la opera se habia convertido en el principal teatro de Europa y asi permanecio hasta el siglo XIX con la apertura de teatros de opera en Lyon Lille Burdeos y Rouen Espana Editar Articulo principal Musica del Barroco en Espana Vease tambien Anexo Compositores del Barroco de Espana En Espana sobresalieron Gaspar Sanz Juan Cabanilles Antonio de Literes Antonio Soler Juan Hidalgo Sebastian Duron Jose Marin Jose de Nebra Francisco Corselli Jose de Torres Juan Frances de Iribarren Jaime Facco Joaquin Garcia de Antonio y Tomas de Torrejon y Velasco Por entonces vivieron en Espana donde compusieron la mayor parte de sus obras los italianos Domenico Scarlatti y Luigi Boccherini Fue muy importante la actividad musical durante el reinado de Fernando VI un gran amante de este arte Por otro lado la opera no fue asimilada sino hasta el siglo XVIII En su lugar se llevaron a cabo las zarzuelas En los virreinatos espanoles de America tambien hubo actividad musical principalmente en Mexico Peru y Bolivia con compositores como el milanes Roque Ceruti Juan de Araujo Jose de Orejon y Aparicio Juan Gutierrez de Padilla Ignacio Jerusalem Domenico Zipoli Manuel de Sumaya Jose de Torres Antonio Duran de la Motta y Manuel de Mesa y Carrizo cantantes e instrumentistas Mucha de esta musica aun se conserva y ejecuta Obras representativas del Barroco EditarObras representativas del Barroco Ano Obra Compositor1607 Orfeo opera Claudio Monteverdi1630 Fiori musicali Girolamo Frescobaldi1640 Selva morale e spirituale Claudio Monteverdi1676 Atys opera Jean Baptiste Lully1689 Dido y Eneas Henry Purcell1700 Sonatas para violin y bajo continuo op 5 Arcangelo Corelli1711 L estro armonico Antonio Vivaldi1717 Musica acuatica Georg Friedrich Handel1722 Conciertos de Brandeburgo Johann Sebastian Bach1722 44 El clave bien temperado Johann Sebastian Bach1724 Giulio Cesare Georg Friedrich Handel1725 Las cuatro estaciones Antonio Vivaldi1727 Pasion segun San Mateo Johann Sebastian Bach1713 30 4 libros de ordenes Francois Couperin1733 Tafelmusik Georg Philipp Telemann1738 Ejercicios para clavicembalo Domenico Scarlatti1742 El Mesias Georg Friedrich Handel1749 Musica para los reales fuegos de artificio Georg Friedrich Handel1749 50 El arte de la fuga Johann Sebastian Bach1728 1750 Misa en si menor Johann Sebastian BachInterpretes contemporaneos de musica barroca EditarEn la actualidad la musica barroca es interpretada por un gran numero de conjuntos musicales en todo el mundo incluyendo aquellas que ejecutan una amplia variedad de musica clasica existen sin embargo conjuntos que se han especializado en musica de este periodo Una de las principales caracteristicas de estos grupos es que buscan rescatar estilos de interpretacion e instrumentos propios de la epoca barroca Utilizan afinaciones distintas a las empleadas por las orquestas sinfonicas actuales asi como tempos y ritmos poco ortodoxos respecto al canon que ha imperado desde finales del siglo XIX en Occidente Bibliografia EditarBianconi Lorenzo 1986 Historia de la Musica 5 El siglo XVII Original en italiano ed por E D T Edizioni 1982 Madrid Turner Musica ISBN 84 7506 182 6 Bukofzer Manfred F 1986 La Musica en la epoca Barroca De Monteverdi a Bach Original en ingles ed por W W Norton 1947 Madrid Alianza Musica ISBN 84 206 8530 5 Grout D J et al 1993 Historia de la musica occidental Dos tomos Madrid Alianza Musica ISBN 978 84 206 6492 7 Hill John W 2008 La musica barroca Musica en Europa occidental 1580 1750 http books google es books id hqtG10rjQsEC Google Libros Madrid Akal ISBN 978 84 460 2515 3 Michels Ulrich 1982 Atlas de Musica Dos tomos Madrid Alianza Atlas ISBN 84 206 6999 7 Vease tambien EditarHistoria de la musica Historia de la operaVeanse tambien Arquitectura barroca Escultura barroca Literatura barrocay Pintura barroca Veanse tambien Johann Sebastian Bachy Compositores del Barroco Referencias Editar Aullon de Haro Pedro Barroco Verbum 2013 p 60 Bukofzer pp 255 y ss Grout I pp 451 Grout I pp 463 464 Grout I pp 458Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Musica del Barroco Portal de Musica Antigua en castellano Datos Q8361 Multimedia Baroque musicObtenido de https es wikipedia org w index php title Musica del Barroco amp oldid 137805628, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos