fbpx
Wikipedia

Música del Clasicismo

Clasicismo es el estilo de la música culta europea desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 por compositores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Coincide con la época cultural y artística (en la arquitectura, la literatura y las demás artes) hoy denominada Neoclasicismo. Tuvo sus grandes centros de difusión en Berlín, París, Mannheim y, sobre todo, Viena. Se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas (sinfonía, sonata, cuarteto, concierto...).

Clasicismo
Orígenes musicales Música galante (1740-1770)
Orígenes culturales Clasicismo europeo
Instrumentos comunes Piano, violín, clarinete, etc.
Popularidad Segunda mitad del siglo XVIII
Fusiones
Neoclasicismo del siglo XX

Denominación

Mientras que las restantes artes descubrían y copiaban en esta época los antiguos modelos grecorromanos, los muy escasos restos musicales conocidos de la música de la Antigüedad eran insuficientes para basarse en ellos, por lo que el clásico es un estilo musical nuevo.

Estética y características generales

El siglo XVIII fue el de la Ilustración, y su estética se trasladó al estilo musical: gusto por lo natural, lo equilibrado y lo claro; rechazo del artificio y el exceso de sofisticación de la música barroca; imitación de la naturaleza, en forma de estructuras simples y frases simétricas similares a las de la música folclórica; en la ópera, verosimilitud y cercanía al espectador de los argumentos, e integración íntima del drama y la música.

Además el público de la música culta se extendió de la vieja aristocracia a la pujante burguesía, que compraba masivamente ediciones de partituras y llenaba los teatros de ópera y de concierto, lo que impulsó a los compositores a acercar su estilo a lo popular. La difusión de la música aumentó y se internacionalizó, y con ella la fama de los compositores más destacados, de modo que el estilo se unificó en toda Europa y los autores más conocidos hicieron frecuentes giras por las principales capitales del continente.

Molto allegro (I) de la Sinfonía no. 40 de Mozart. Con forma sonata global, los once primeros segundos ejemplifican la típica melodía acompañada y simétrica del Clasicismo.

Como consecuencia de todo ello las características principales de la música del Clasicismo son:

  • Uso de la textura de melodía acompañada, consistente en el predominio de la voz más aguda, que centra el interés en su melodía, mientras el resto de instrumentos la acompañan; sólo en ocasiones se usa la homofonía o la polifonía imitativa. El acompañamiento es ya escrito explícitamente (desuso del bajo continuo).
  • Melodías de un mayor carácter cantabile y simétricas, con frases estructuradas en antecedente y consecuente (o pregunta y respuesta), que típicamente se cierran en las armonías de dominante y tónica, respectivamente.
  • Armonías muy claras y funcionales, basadas en los acordes de tónica, dominante y subdominante, que estructuran las frases y la forma musical con cadencias muy claras. El ritmo armónico (velocidad a la que cambian los acordes) suele ser más lento que en el Barroco: es típico el acompañamiento arpegiado llamado bajo de Alberti en el piano, o el trémolo en el acompañamiento orquestal.
  • Se escribe mucha más música en modo mayor (más alegre) que en modo menor. Se amplía el campo de las modulaciones y se usan tonalidades cada vez con más alteraciones.
  • Compás muy claro y regido también por la armonía.
  • Se amplía la orquesta y su rango dinámico. Cada vez se escribe en detalle una mayor variedad de dinámicas y articulaciones, dejando menos espacio a la interpretación del ejecutante.
  • Se usan formas estandarizadas (en particular la llamada forma sonata) pero con gran interés y variedad en la estructura interna de la música. Es en este periodo cuando se definen claramente las formas y estructuras en las que se basa la música culta occidental casi hasta nuestros días: la sonata, la sinfonía, el cuarteto y el concierto clásico.

Periodos y autores de la música del Clasicismo

Los estilos preclásicos

A mediados del XVIII convivieron diversas corrientes musicales. El Rococó o estilo galante, ejemplificado por Johann Christian Bach hijo de Johann Sebastian Bach y conocido como el Bach de Londres, se caracterizó por el paso de las texturas complejas a melodías claras con acompañamientos sencillos, y la creación de estructuras formales bien definidas con secciones claramente articuladas: una fusión de la claridad formal de la música francesa con las innovaciones armónicas y estructurales del estilo italiano, como las del sinfonista milanés Giovanni Battista Sammartini. En Alemania surgió el Empfindsamer Stil o estilo sentimental, que buscaba la expresión directa y natural de sentimientos, y que practicaron Wilhelm Friedemann Bach y Carl Philipp Emmanuel Bach (el Bach de Berlín), hijos ambos también de Johann Sebastian.

Una de las figuras decisivas en la fijación de la forma sonata fue el compositor italiano Domenico Scarlatti. El estilo de sus obras era innovador porque utilizaba estructuras claras, y melodías con acompañamientos cada vez más comprensibles para el oyente. Otro compositor influyente fue Christoph Willibald Gluck, reformador operístico que pretendió volver a una fusión de música y texto, restandole importancia a la improvisación de ornamentos típica del bel canto y atendiendo más a la modulación como forma de articular las escenas dramáticas.

En el campo sinfónico fue fundamental la aportación de la Escuela de Mannheim, cuya orquesta de corte estuvo en la vanguardia de la técnica orquestal (cambios dinámicos espectaculares, introducción de los clarinetes...). A esta escuela pertenecieron Johann Stamitz, Franz Xaver Richter, Carl Stamitz, Franz Ignaz Beck y Christian Cannabich.

1750 a 1775

 
Joseph Haydn, retratado por Thomas Hardy, 1792.

Para la década de 1750 las formas instrumentales como el concierto y la sinfonía (ésta originalmente la mera obertura de las óperas) habían ganado la suficiente fuerza como para ser interpretadas independientemente de la música vocal, y tenían gran aceptación en las cortes.

El compositor del momento era Franz Joseph Haydn. Además de escribir sinfonías de estructura claramente clásica, escribió sonatas para pianoforte, el nuevo instrumento de teclado en plena fase de perfeccionamiento y que permitía mayores capacidades expresivas. Fue considerado también el gran creador del cuarteto de cuerda, pues sus obras para esta formación, de gran refinamiento melódico y armónico, dieron una importancia similar a los cuatro instrumentos y fijaron la forma, lo que contribuyó a que el cuarteto quedase establecido hasta nuestros días.

Hacia 1770 surgió el estilo llamado Sturm und Drang, inspirado en una especie de protorromanticismo literario del mismo nombre que podemos ejemplificar en el Werther de Goethe, y que en música produjo obras sinfónicas de ambiente trágico y apasionado, casi todas en modo menor, como algunas sinfonías de Haydn y C.P.E. Bach.

1775 a 1820

 
Wolfgang Amadeus Mozart, en retrato póstumo de Barbara Krafft, 1819.

El centro de gravedad de la música europea se situó en Viena, donde un joven compositor comienza a revolucionar la ópera y el concierto: Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque se basó en los aportes de Haydn, Mozart prefería melodías más cantables, al estilo italiano. Además en sus obras se aprecian más cromatismos y otras modificaciones armónicas. En cuanto a la instrumentación, utiliza más variedad de instrumentos, en ricas combinaciones tímbricas.

En la década de 1780 Muzio Clementi adquiere prestigio con sus sonatas y estudios para piano. Este compositor incentivó la extensión de la tesitura del instrumento, entre otras modificaciones que brindaron nuevas posibilidades. Similar papel jugó para el violonchelo Luigi Boccherini, italiano afincado en España.

Beethoven y el paso al Romanticismo

 

Una nueva generación de compositores formada por Johann Nepomuk Hummel, Luigi Cherubini, Gaspare Spontini, Gioachino Rossini y Ludwig van Beethoven comenzó a cobrar importancia. Formalmente, la sección de desarrollo de la forma sonata se hizo cada vez más compleja. También se complicaron los acompañamientos para crear texturas más ricas, y la armonía se volvió más flexible y elaborada. El piano ocupó un lugar central. Beethoven fue el que produjo los cambios más profundos en el estilo y por ello es considerado el responsable de la transición hacia el periodo romántico. Sus principales aportes fueron las innovaciones armónicas, y la búsqueda de una mayor expresividad. También fue un pionero en cuanto a la orquestación de sus sinfonías, ya que utilizó muchos instrumentos que no formaban parte de la orquesta y esto impulsó la ampliación de la misma.

Las formas musicales del Clasicismo

En este periodo se establecen las principales formas musicales vigentes hasta entrado el siglo XX, y las estructuras que las rigen; entre estas estructuras se destaca la llamada forma sonata, implementada en los primeros movimientos de la mayoría de las formas musicales del momento (sonata propiamente dicha, cuarteto, sinfonía, concierto, etc.).

Formas instrumentales

Las formas instrumentales del Clasicismo reciben su nombre según el conjunto al que están destinadas:

  • La sonata está escrita para un instrumento solista (generalmente el piano), o bien para piano y un segundo instrumento (violín, flauta, etc.).
  • El trío, el cuarteto, el quinteto... denominan a obras escritas respectivamente para tres, cuatro, cinco... instrumentos. Entre estas combinaciones quedan fijadas algunas plantillas, como la del cuarteto de cuerda o el quinteto de viento.
  • La serenata, el divertimento y la casación suelen estar escritas para un conjunto de tamaño medio (pequeña orquesta de cuerdas, banda de viento), para ser interpretados al aire libre.
  • El concierto está escrito para un instrumento solista y orquesta.
  • La sinfonía es una obra escrita para orquesta sinfónica.

Todas estas obras son estructuradas de modo similar, tomando como modelo la sonata. Tiene esta tres o cuatro movimientos:

  • En el primero se sigue un esquema con tres partes: primero una exposición en la que el compositor nos presenta dos temas, uno enérgico, en la tonalidad principal, y otro más melódico, en la dominante o el relativo mayor. En segundo lugar, el desarrollo, en el que se establece un conflicto entre los dos temas, que son fragmentados, transportados, variados... Finalmente la reexposición, en la que la tensión armónica se resuelve al volver a escucharse los temas iniciales en la misma tonalidad.
  • El segundo movimiento, lento, suele ser más melodioso, utilizándose la forma lied, de estructura ternaria y carácter lírico.
  • El tercer movimiento tiene un carácter más desenfadado, generalmente en forma de minueto, danza de origen francés, o de scherzo (en el caso de Beethoven).
  • En el cuarto movimiento se adopta casi siempre la forma rondó, que alterna un tema principal a modo de estribillo, en la tonalidad principal, con episodios en otros tonos.

En la sonata propiamente dicha los compositores solían prescindir a veces de alguno de los cuatro movimientos canónicos, a su elección. El concierto nunca tiene minueto, quedando por tanto estructurado siempre en sólo tres movimientos. Los divertimentos y serenatas, por el contrario, solían ampliar la secuencia habitual con algún movimiento suplementario.

Si bien la mayoría de los instrumentos sinfónicos ya existían desde el Barroco, muchos de ellos cambian y se adaptan a los nuevos requerimientos estilísticos y de composición de la época: así, los de viento aumentan el número de agujeros y llaves para adaptarse a las tonalidades con muchas alteraciones. Algunos instrumentos que surgen en este periodo son el pianoforte, el arpeggione y el clarinete, mientras pierden vigencia casi hasta su extinción la viola da gamba, el clavicordio, la flauta dulce (que volverá a renacer en el siglo XX), el bajón y el laúd, entre otros. El fortepiano se impuso sobre el clave de tal forma que pasó a ocupar un lugar central en la música de cámara e incluso en los conciertos solistas.

Este es un periodo clave también para la orquesta porque se configura la orquesta sinfónica como tal, por influencia de Mozart, Haydn y la escuela de Mannheim. De la orquesta de cámara heredada del Barroco se mantiene la sección de cuerdas como base, aunque esta es ampliada en número y suele complementarse con al menos un par de oboes y de trompas. Al avanzar el siglo queda fijada la sección de instrumentos de madera a dos: dos flautas traveseras, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes. La sección de metal solía incluir entre dos y cuatro trompas, dos trompetas (con timbales) y, ocasionalmente, uno o varios trombones. Se abandona la práctica del bajo continuo, y con ello el clavecín en la orquesta, salvo para los recitativos operísticos.


Las formas vocales

 
Manuscrito del Requiem de Mozart: inicio del Lacrimosa.

La ópera

Ya desde inicios del siglo XVIII se había convertido en un fastuoso espectáculo de corte, a través del cual los monarcas y aristócratas exhibían su esplendor. Los temas se referían a la mitología y a la historia antigua y representaban grandes tragedias heroicas, montadas con gran aparato: era la llamada ópera seria, cantada en italiano.

Por el contrario, las clases sociales menos favorecidas contaban con su propio teatro musical, la ópera buffa, pequeñas actuaciones satírico-burlescas. De breve duración y argumento simple, recurren a la expresión directa en lenguaje coloquial y se sirven de dos o tres personajes solamente, reduciendo al máximo los elementos musicales, en los que desde luego están ausentes los coros y cobra la mayor importancia la melodía popular de fácil construcción. La ópera buffa ganó importancia y nivel artístico durante el Clasicismo, y aparecieron además versiones nacionales, escritas en la lengua local y con diálogos en lugar de recitativos, como el singspiel en Alemania, la ballad opera en Inglaterra, la zarzuela en España y la opéra-comique en Francia.

La música religiosa

Un gran número de compositores siguió adscrito al servicio de la Iglesia, y continuaron escribiendo por tanto formas religiosas como la misa y el motete, en general para orquesta, coro y solistas, y en un estilo deliberadamente arcaico. Un ejemplo muy conocido de este género es el Réquiem de Mozart.

Véase también

Bibliografía

  • Rosen, Charles (2009). El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza Música. ISBN 8420685291. 
  • de la Motte, Diether (1998). Tratado de armonía. Barcelona: Idea Books. ISBN 84-8236-105-8. 
  • Downs, Phillip G. (1998). La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven. Akal Música. ISBN 978-84-460-0734-0. 
  • Grout, D.J. et al. (1993). Historia de la música occidental. (Dos tomos). Madrid: Alianza Música. ISBN 9788420664910 - ISBN 9788420664927. 
  • Michels, Ulrich (1982). Atlas de Música. (Dos tomos). Madrid: Alianza Atlas. ISBN 84-206-6999-7. 
  • Alsina, Pep; Frederic Sesé (1994). La música y su evolución (1ra edición). Editorial Graó. ISBN 84-7827-110-4. 
  • Robertson, A. Historia general de la música III. España: Editorial Istmo S.A. ISBN 84-7090-036-6. 
  • Suárez Urtubey, Pola (2004). Historia de la música. Claridad. ISBN 950-620-155-2. 
  • Honolka, Kurt; Reinhand, Kurt; Stäblein, Bruno; Enge, Hans; Netil, Paul (2005). Edaf, ed. Historia de la música. Madrid. ISBN 978-84-7166-198-2. 
  •   Datos: Q17723
  •   Multimedia: Classical music (period)

música, clasicismo, debe, confundirse, música, clásica, clasicismo, estilo, música, culta, europea, desarrollado, aproximadamente, entre, 1750, 1820, compositores, como, joseph, haydn, wolfgang, amadeus, mozart, ludwig, beethoven, coincide, época, cultural, ar. No debe confundirse con Musica clasica Clasicismo es el estilo de la musica culta europea desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 por compositores como Joseph Haydn Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven Coincide con la epoca cultural y artistica en la arquitectura la literatura y las demas artes hoy denominada Neoclasicismo Tuvo sus grandes centros de difusion en Berlin Paris Mannheim y sobre todo Viena Se caracteriza por la claridad de las texturas la simetria de las frases la consolidacion de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clasicas sinfonia sonata cuarteto concierto ClasicismoOrigenes musicalesMusica galante 1740 1770 Origenes culturalesClasicismo europeoInstrumentos comunesPiano violin clarinete etc PopularidadSegunda mitad del siglo XVIIIFusionesNeoclasicismo del siglo XX editar datos en Wikidata 1 Luigi Cherubini 2 Carl Philipp Emanuel Bach 3 Joseph Haydn 4 Johann Christoph Friedrich Bach 5 Ludwig van Beethoven 6 Franz Xaver Richter 7 Wolfgang Amadeus Mozart 8 Luigi Boccherini 9 Carl Friedrich Abel 10 Christoph Willibald Gluck 11 Maria Anna Mozart 12 Johann Christian Bach Indice 1 Denominacion 2 Estetica y caracteristicas generales 3 Periodos y autores de la musica del Clasicismo 3 1 Los estilos preclasicos 3 2 1750 a 1775 3 3 1775 a 1820 3 4 Beethoven y el paso al Romanticismo 4 Las formas musicales del Clasicismo 4 1 Formas instrumentales 4 2 Las formas vocales 4 2 1 La opera 4 2 2 La musica religiosa 5 Vease tambien 6 BibliografiaDenominacion EditarMientras que las restantes artes descubrian y copiaban en esta epoca los antiguos modelos grecorromanos los muy escasos restos musicales conocidos de la musica de la Antiguedad eran insuficientes para basarse en ellos por lo que el clasico es un estilo musical nuevo Estetica y caracteristicas generales EditarEl siglo XVIII fue el de la Ilustracion y su estetica se traslado al estilo musical gusto por lo natural lo equilibrado y lo claro rechazo del artificio y el exceso de sofisticacion de la musica barroca imitacion de la naturaleza en forma de estructuras simples y frases simetricas similares a las de la musica folclorica en la opera verosimilitud y cercania al espectador de los argumentos e integracion intima del drama y la musica Ademas el publico de la musica culta se extendio de la vieja aristocracia a la pujante burguesia que compraba masivamente ediciones de partituras y llenaba los teatros de opera y de concierto lo que impulso a los compositores a acercar su estilo a lo popular La difusion de la musica aumento y se internacionalizo y con ella la fama de los compositores mas destacados de modo que el estilo se unifico en toda Europa y los autores mas conocidos hicieron frecuentes giras por las principales capitales del continente source source Molto allegro I de la Sinfonia no 40 de Mozart Con forma sonata global los once primeros segundos ejemplifican la tipica melodia acompanada y simetrica del Clasicismo Como consecuencia de todo ello las caracteristicas principales de la musica del Clasicismo son Uso de la textura de melodia acompanada consistente en el predominio de la voz mas aguda que centra el interes en su melodia mientras el resto de instrumentos la acompanan solo en ocasiones se usa la homofonia o la polifonia imitativa El acompanamiento es ya escrito explicitamente desuso del bajo continuo Melodias de un mayor caracter cantabile y simetricas con frases estructuradas en antecedente y consecuente o pregunta y respuesta que tipicamente se cierran en las armonias de dominante y tonica respectivamente Armonias muy claras y funcionales basadas en los acordes de tonica dominante y subdominante que estructuran las frases y la forma musical con cadencias muy claras El ritmo armonico velocidad a la que cambian los acordes suele ser mas lento que en el Barroco es tipico el acompanamiento arpegiado llamado bajo de Alberti en el piano o el tremolo en el acompanamiento orquestal Se escribe mucha mas musica en modo mayor mas alegre que en modo menor Se amplia el campo de las modulaciones y se usan tonalidades cada vez con mas alteraciones Compas muy claro y regido tambien por la armonia Se amplia la orquesta y su rango dinamico Cada vez se escribe en detalle una mayor variedad de dinamicas y articulaciones dejando menos espacio a la interpretacion del ejecutante Se usan formas estandarizadas en particular la llamada forma sonata pero con gran interes y variedad en la estructura interna de la musica Es en este periodo cuando se definen claramente las formas y estructuras en las que se basa la musica culta occidental casi hasta nuestros dias la sonata la sinfonia el cuarteto y el concierto clasico Periodos y autores de la musica del Clasicismo EditarVease tambien Anexo Compositores del Clasicismo Johann Christian Bach hijo de Johann Sebastian Bach retratado por Thomas Gainsborough 1776 Los estilos preclasicos Editar A mediados del XVIII convivieron diversas corrientes musicales El Rococo o estilo galante ejemplificado por Johann Christian Bach hijo de Johann Sebastian Bach y conocido como el Bach de Londres se caracterizo por el paso de las texturas complejas a melodias claras con acompanamientos sencillos y la creacion de estructuras formales bien definidas con secciones claramente articuladas una fusion de la claridad formal de la musica francesa con las innovaciones armonicas y estructurales del estilo italiano como las del sinfonista milanes Giovanni Battista Sammartini En Alemania surgio el Empfindsamer Stil o estilo sentimental que buscaba la expresion directa y natural de sentimientos y que practicaron Wilhelm Friedemann Bach y Carl Philipp Emmanuel Bach el Bach de Berlin hijos ambos tambien de Johann Sebastian Una de las figuras decisivas en la fijacion de la forma sonata fue el compositor italiano Domenico Scarlatti El estilo de sus obras era innovador porque utilizaba estructuras claras y melodias con acompanamientos cada vez mas comprensibles para el oyente Otro compositor influyente fue Christoph Willibald Gluck reformador operistico que pretendio volver a una fusion de musica y texto restandole importancia a la improvisacion de ornamentos tipica del bel canto y atendiendo mas a la modulacion como forma de articular las escenas dramaticas En el campo sinfonico fue fundamental la aportacion de la Escuela de Mannheim cuya orquesta de corte estuvo en la vanguardia de la tecnica orquestal cambios dinamicos espectaculares introduccion de los clarinetes A esta escuela pertenecieron Johann Stamitz Franz Xaver Richter Carl Stamitz Franz Ignaz Beck y Christian Cannabich 1750 a 1775 Editar Joseph Haydn retratado por Thomas Hardy 1792 Para la decada de 1750 las formas instrumentales como el concierto y la sinfonia esta originalmente la mera obertura de las operas habian ganado la suficiente fuerza como para ser interpretadas independientemente de la musica vocal y tenian gran aceptacion en las cortes El compositor del momento era Franz Joseph Haydn Ademas de escribir sinfonias de estructura claramente clasica escribio sonatas para pianoforte el nuevo instrumento de teclado en plena fase de perfeccionamiento y que permitia mayores capacidades expresivas Fue considerado tambien el gran creador del cuarteto de cuerda pues sus obras para esta formacion de gran refinamiento melodico y armonico dieron una importancia similar a los cuatro instrumentos y fijaron la forma lo que contribuyo a que el cuarteto quedase establecido hasta nuestros dias Hacia 1770 surgio el estilo llamado Sturm und Drang inspirado en una especie de protorromanticismo literario del mismo nombre que podemos ejemplificar en el Werther de Goethe y que en musica produjo obras sinfonicas de ambiente tragico y apasionado casi todas en modo menor como algunas sinfonias de Haydn y C P E Bach 1775 a 1820 Editar Wolfgang Amadeus Mozart en retrato postumo de Barbara Krafft 1819 El centro de gravedad de la musica europea se situo en Viena donde un joven compositor comienza a revolucionar la opera y el concierto Wolfgang Amadeus Mozart Aunque se baso en los aportes de Haydn Mozart preferia melodias mas cantables al estilo italiano Ademas en sus obras se aprecian mas cromatismos y otras modificaciones armonicas En cuanto a la instrumentacion utiliza mas variedad de instrumentos en ricas combinaciones timbricas En la decada de 1780 Muzio Clementi adquiere prestigio con sus sonatas y estudios para piano Este compositor incentivo la extension de la tesitura del instrumento entre otras modificaciones que brindaron nuevas posibilidades Similar papel jugo para el violonchelo Luigi Boccherini italiano afincado en Espana Beethoven y el paso al Romanticismo Editar Ludwig van Beethoven retratado por Joseph Karl Stieler 1820 Una nueva generacion de compositores formada por Johann Nepomuk Hummel Luigi Cherubini Gaspare Spontini Gioachino Rossini y Ludwig van Beethoven comenzo a cobrar importancia Formalmente la seccion de desarrollo de la forma sonata se hizo cada vez mas compleja Tambien se complicaron los acompanamientos para crear texturas mas ricas y la armonia se volvio mas flexible y elaborada El piano ocupo un lugar central Beethoven fue el que produjo los cambios mas profundos en el estilo y por ello es considerado el responsable de la transicion hacia el periodo romantico Sus principales aportes fueron las innovaciones armonicas y la busqueda de una mayor expresividad Tambien fue un pionero en cuanto a la orquestacion de sus sinfonias ya que utilizo muchos instrumentos que no formaban parte de la orquesta y esto impulso la ampliacion de la misma Las formas musicales del Clasicismo EditarEn este periodo se establecen las principales formas musicales vigentes hasta entrado el siglo XX y las estructuras que las rigen entre estas estructuras se destaca la llamada forma sonata implementada en los primeros movimientos de la mayoria de las formas musicales del momento sonata propiamente dicha cuarteto sinfonia concierto etc Formas instrumentales Editar Las formas instrumentales del Clasicismo reciben su nombre segun el conjunto al que estan destinadas La sonata esta escrita para un instrumento solista generalmente el piano o bien para piano y un segundo instrumento violin flauta etc El trio el cuarteto el quinteto denominan a obras escritas respectivamente para tres cuatro cinco instrumentos Entre estas combinaciones quedan fijadas algunas plantillas como la del cuarteto de cuerda o el quinteto de viento La serenata el divertimento y la casacion suelen estar escritas para un conjunto de tamano medio pequena orquesta de cuerdas banda de viento para ser interpretados al aire libre El concierto esta escrito para un instrumento solista y orquesta La sinfonia es una obra escrita para orquesta sinfonica L orchestre de l Opera cuadro de Edgar Degas 1870 Todas estas obras son estructuradas de modo similar tomando como modelo la sonata Tiene esta tres o cuatro movimientos En el primero se sigue un esquema con tres partes primero una exposicion en la que el compositor nos presenta dos temas uno energico en la tonalidad principal y otro mas melodico en la dominante o el relativo mayor En segundo lugar el desarrollo en el que se establece un conflicto entre los dos temas que son fragmentados transportados variados Finalmente la reexposicion en la que la tension armonica se resuelve al volver a escucharse los temas iniciales en la misma tonalidad El segundo movimiento lento suele ser mas melodioso utilizandose la forma lied de estructura ternaria y caracter lirico El tercer movimiento tiene un caracter mas desenfadado generalmente en forma de minueto danza de origen frances o de scherzo en el caso de Beethoven En el cuarto movimiento se adopta casi siempre la forma rondo que alterna un tema principal a modo de estribillo en la tonalidad principal con episodios en otros tonos En la sonata propiamente dicha los compositores solian prescindir a veces de alguno de los cuatro movimientos canonicos a su eleccion El concierto nunca tiene minueto quedando por tanto estructurado siempre en solo tres movimientos Los divertimentos y serenatas por el contrario solian ampliar la secuencia habitual con algun movimiento suplementario Si bien la mayoria de los instrumentos sinfonicos ya existian desde el Barroco muchos de ellos cambian y se adaptan a los nuevos requerimientos estilisticos y de composicion de la epoca asi los de viento aumentan el numero de agujeros y llaves para adaptarse a las tonalidades con muchas alteraciones Algunos instrumentos que surgen en este periodo son el pianoforte el arpeggione y el clarinete mientras pierden vigencia casi hasta su extincion la viola da gamba el clavicordio la flauta dulce que volvera a renacer en el siglo XX el bajon y el laud entre otros El fortepiano se impuso sobre el clave de tal forma que paso a ocupar un lugar central en la musica de camara e incluso en los conciertos solistas Este es un periodo clave tambien para la orquesta porque se configura la orquesta sinfonica como tal por influencia de Mozart Haydn y la escuela de Mannheim De la orquesta de camara heredada del Barroco se mantiene la seccion de cuerdas como base aunque esta es ampliada en numero y suele complementarse con al menos un par de oboes y de trompas Al avanzar el siglo queda fijada la seccion de instrumentos de madera a dos dos flautas traveseras dos oboes dos clarinetes y dos fagotes La seccion de metal solia incluir entre dos y cuatro trompas dos trompetas con timbales y ocasionalmente uno o varios trombones Se abandona la practica del bajo continuo y con ello el clavecin en la orquesta salvo para los recitativos operisticos Las formas vocales Editar Manuscrito del Requiem de Mozart inicio del Lacrimosa La opera Editar Articulos principales operae Historia de la opera Ya desde inicios del siglo XVIII se habia convertido en un fastuoso espectaculo de corte a traves del cual los monarcas y aristocratas exhibian su esplendor Los temas se referian a la mitologia y a la historia antigua y representaban grandes tragedias heroicas montadas con gran aparato era la llamada opera seria cantada en italiano Por el contrario las clases sociales menos favorecidas contaban con su propio teatro musical la opera buffa pequenas actuaciones satirico burlescas De breve duracion y argumento simple recurren a la expresion directa en lenguaje coloquial y se sirven de dos o tres personajes solamente reduciendo al maximo los elementos musicales en los que desde luego estan ausentes los coros y cobra la mayor importancia la melodia popular de facil construccion La opera buffa gano importancia y nivel artistico durante el Clasicismo y aparecieron ademas versiones nacionales escritas en la lengua local y con dialogos en lugar de recitativos como el singspiel en Alemania la ballad opera en Inglaterra la zarzuela en Espana y la opera comique en Francia La musica religiosa Editar Un gran numero de compositores siguio adscrito al servicio de la Iglesia y continuaron escribiendo por tanto formas religiosas como la misa y el motete en general para orquesta coro y solistas y en un estilo deliberadamente arcaico Un ejemplo muy conocido de este genero es el Requiem de Mozart Vease tambien EditarMujeres en la musicaBibliografia EditarRosen Charles 2009 El estilo clasico Haydn Mozart Beethoven Madrid Alianza Musica ISBN 8420685291 de la Motte Diether 1998 Tratado de armonia Barcelona Idea Books ISBN 84 8236 105 8 Downs Phillip G 1998 La musica clasica La era de Haydn Mozart y Beethoven Akal Musica ISBN 978 84 460 0734 0 Grout D J et al 1993 Historia de la musica occidental Dos tomos Madrid Alianza Musica ISBN 9788420664910 ISBN 9788420664927 Michels Ulrich 1982 Atlas de Musica Dos tomos Madrid Alianza Atlas ISBN 84 206 6999 7 Alsina Pep Frederic Sese 1994 La musica y su evolucion 1ra edicion Editorial Grao ISBN 84 7827 110 4 Robertson A Historia general de la musica III Espana Editorial Istmo S A ISBN 84 7090 036 6 Suarez Urtubey Pola 2004 Historia de la musica Claridad ISBN 950 620 155 2 Honolka Kurt Reinhand Kurt Stablein Bruno Enge Hans Netil Paul 2005 Edaf ed Historia de la musica Madrid ISBN 978 84 7166 198 2 Datos Q17723 Multimedia Classical music period Obtenido de https es wikipedia org w index php title Musica del Clasicismo amp oldid 141159404, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos