fbpx
Wikipedia

Pintura de Japón

La pintura de Japón (絵画 Kaiga?) es aquella que se ha producido en el territorio de dicho país, o por artistas nacidos en el mismo. Es una de las más antiguas y refinadas artes niponas, abarcando una amplia variedad de géneros y estilos. La historia en general del arte japonés, al igual que la historia de la pintura de Japón es una síntesis extensa y una competición constante entre la estética japonesa y la adaptación de ideas importadas del extranjero. Las primeras referencias pictóricas de Japón pueden vislumbrarse en las cerámicas y murales pintados con diseños geométricos simples del período prehistórico Jōmon. En el período Nara, la dinastía china Tang influiría en el estilo de la pintura japonesa religiosa y de la corte.

"Ciruelos blancos en primavera" (c.1705-10), por Ogata Kōrin. La pintura está realizada bajo el estilo Yamato-e, utilizando una técnica de témpera seca que exalta la sinuosidad de las líneas logrando un efecto de expansión del espacio que propasa los límites propios de la obra, y que es típicamente japonés. Los patrones y movimientos de las líneas influyeron en gran medida en la corriente artística del Modernismo.[1]

Sin embargo, el verdadero desarrollo de la pintura japonesa ocurriría en el período Heian, con el surgimiento del estilo tradicionalista nipón denominado Yamato-e, en el cual destaca la pintura sobre rollos de pergamino conocida como (emaki), y entre las obras más importantes consta la leyenda de Genji Monogatari. En la época Kamakura se prolongaría la elaboración de los emakis, pero con un enfoque hacia la pintura religiosa, en especial las representaciones de Buda Amitābha ejecutadas por la secta Shingon. Posteriormente, en la era Muromachi se enfatizaría la pintura monocromática en tinta, la cual poseía una profunda influencia de la cultura china y que fue promovida principalmente por los monjes zen a través del estilo Sumi-e. En el período Azuchi-Momoyama la pintura decorativa de palacios adquiriría una gran jerarquía, exaltando el uso de láminas de oro sobre superficies a gran escala. Esta tendencia pictórica fue patrocinada por los shōgunes y fue categorizada como el arte oficial por excelencia de esta clase social. En la era Edo floreció la escuela de pintura decorativa Rinpa que se centraba en temas tradicionales e impulsó el renacimiento del estilo Yamato-e. Sus principales exponentes fueron Ogata Kōrin, Tawaraya Sōtatsu y Honami Kōetsu.

A inicios del período Meiji la pintura japonesa sufrió un cambio profundo debido a que el gobierno japonés promulgó una campaña de occidentalización fomentando la pintura Yōga en la que se promovía un enfoque en la cultura europea. Esta tendencia perdió fuerza a medida que surgió un género artístico opuesto que buscaba recuperar las raíces culturales japonesas que se habían debilitado y que se lo denominó Nihonga. A pesar de las diferencias estilísticas de ambos movimientos pictóricos, a finales de la era Meiji los dos géneros iniciaron un proceso de síntesis.

Cronología editar

Antiguo Japón editar

La pintura en Japón tiene su inicio posiblemente durante el período prehistórico japonés. Algunos diseños geométricos y figuras simples se pueden encontrar trazadas sobre la cerámica neolítica del período Jōmon y en las campanas de bronce o dōtaku del período Yayoi (300 a. C. – 300 d. C.).[2][3]​ También se han descubierto pinturas murales con diseños geométricos y figurativos en numerosos túmulos pertenecientes al período Kofun (300 d. C.-700 d. C.).[4]

Con la influencia de la cultura China en Japón durante el período Asuka, especialmente la introducción del sistema de escritura kanji, el sistema de administración gubernamental, y el budismo, muchas de las obras de arte eran importadas al Japón desde China y Corea, motivando la producción de copias locales muy similares al estilo pictórico del Este de Asia.[5]

Período Nara editar

 
Pintura mural de la tumba Takamatsuzuka.

Con la propagación del budismo en Japón durante los siglos VI y VII, floreció la pintura con motivos religiosos con el objetivo de decorar los múltiples templos construidos por las clases gobernantes. Sin embargo, el período Nara se caracterizó más por el arte de la escultura, que por la pintura.[6]

Las pinturas más antiguas que aún sobreviven de este período incluyen los murales sobre las paredes del templo de Hōryū-ji en Ikaruga, prefectura de Nara; en las cuales se ilustran episodios de la vida de Buda, de los bodhisattva, y de otras deidades menores.[7][8]​ El estilo guarda semejanza con la pintura china de la dinastía Sui correspondiente a la época de los Dieciséis Reinos. Sin embargo, a mediados del período Nara, se volvieron populares pinturas bajo el estilo de la Dinastía Tang. Entre estas también se incluyen los murales de la tumba Takamatsuzuka, que fueron realizados alrededor del año 700 d. C., y en los cuales están representados cortesanos con togas y símbolos de la astrología china como el dragón (Seiryū), la serpiente o tortuga (Genbu), el tigre (Byakko) y el fénix bermellón (Suzaku).[9]​ Este estilo en particular evolucionó en el género (Kara-e) el cual permaneció en auge durante el inicio del período Heian.[10]

La mayoría de pinturas del período Nara son de naturaleza religiosa, y están ejecutadas en gran parte por artistas anónimos. Una amplia colección de arte del período Nara se conserva en la casa del tesoro Shōsōin, antiguamente propiedad perteneciente a Tōdai-ji, y ahora bajo el control de la Agencia Imperial.[11][12]

Períodos Heian y Kamakura editar

Con el desarrollo de la sectas budistas esotéricas de Shingon y Tendaishū en los siglos VIII y IX en Japón, la imaginería religiosa, especialmente las pinturas o representaciones de Mándala se volvieron predominantes. Numerosas versiones de Mándala, en particular el mándala del Mundo del Diamante y el Mándala del Útero fueron creados como pergaminos colgantes, y también como murales para las paredes de los templos.[4]​ Un célebre ejemplo antiguo conocido como el Mándala de los dos Mundos se encuentra en la pagoda Daigo-ji, que es un edificio religioso que posee cinco niveles de altura y está ubicado al sur de Kioto.[13]​ En particular, el Mándala de los dos Mundos está compuesto por dos pergaminos decorados con pinturas del período Heian; sin embargo, hoy en día algunos de los detalles pictóricos pueden visualizarse parcialmente, ya que se han desgastado por la abrasión y el paso del tiempo.[13]

 
Escena del capítulo Azuma-ya del Genji Monogatari, de estilo Onna-e.

Con la continua evolución del budismo japonés hacia el budismo de Tierra Pura de la secta Jōdō durante el siglo X, un importante nuevo género fue añadido, denominado raigozu, en el cual se representaba a Buda Amitābha dando la bienvenida a las almas de los fieles a su paraíso occidental. Un popular ejemplo que data del año 1053 yace en el templo de Byōdō-in, en la ciudad de Uji, en la prefectura de Kioto, al que también se le considera una muestra temprana del estilo de pintura japonés Yamato-e. Mientras que las pinturas Kara-e se basaban en escenas de la vida cotidiana y leyendas chinas, el estilo Yamato-e se caracterizaba por las representaciones de los paisajes de los alrededores de la antigua capital de Japón (Kioto) y la ilustración de la literatura histórica japonesa.[14]

A mediados del período Heian, el estilo de pintura Kara-e había perdido terreno siendo reemplazado por el estilo Yamato-e, el cual fue usado inicialmente en la decoración de mamparas y biombos. Sin embargo, el estilo Yamato-e desarrolló nuevos formatos (especialmente hacia finales del período Heian), incluyendo el pergamino emaki. El emaki abarcaba novelas ilustradas como la de Genji Monogatari, obras históricas como Ban Dainagon Ekotoba y trabajos religiosos. Los artistas e-maki inventaron sistemas de convención pictórica con el objetivo de que las pinturas transmitiesen el contenido emocional de cada escena. El Genji Monogatari está organizado en discretos episodios, mientras que el más vivaz Ban Dainago Ekotoba emplea una ilustración narrativa continua, enfatizando el movimiento activo de figuras mediante el uso de pinceladas rápidas y ligeras, en colores vibrantes. Otro ejemplo famoso que mantiene este estilo pictórico es la pintura del pergamino del Asedio del Palacio Sanjō.

 
Un ejemplo de la pintura Otoko-e, en el cual está representado un asedio nocturno al palacio Sanjō.

Los emaki también sirvieron como unos de los primeros y grandes ejemplos de los estilos pictóricos Otoko-e (pinturas de hombres) y Onna-e (pinturas de mujeres). Hay muchas diferencias sutiles entre los dos estilos que tienen el objetivo de cautivar las preferencias estéticas de los géneros. Sin embargo, son más notorias las diferencias temáticas. En el estilo Otoko-e generalmente se representa eventos históricos, particularmente batallas. No obstante, el Onna-e se fundamenta en el pergamino de la Leyenda de Genji, enfatizando tópicos sobre la vida en la corte, especialmente las damas de la corte, y temas románticos.[5][15]

Estos géneros artísticos continuaron en vigencia en Japón a través del período Kamakura, durante los años 1180 a 1333. Asimismo, se continuaron produciendo emakis de varios tipos; sin embargo, el período Kamakura se caracterizó primordialmente por el arte escultórico, en vez de la pintura. La mayoría de pinturas en los períodos Heian y Kamakura eran de naturaleza religiosa, y fueron ejecutadas por un vasto número de artistas anónimos.[16][17]​ No obstante, en la época Kamakura sobresalieron las pinturas realizadas por la secta Shingon de las diversas manifestaciones de "Buda Amitābha" ( que significa, Luz infinita completamente consciente), y las cuales generalmente han sido propiedad de los templos budistas o pagodas. Estas obras pictóricas eran ejecutadas en fondos oscuros, y las figuras religiosas eran realzadas con pan de oro, utilizando una técnica muy popular en ese tiempo denominada Kirikane. De esta manera, con el propósito de promover las artes plásticas, la secta Shingon estableció que, «el culto de la divinidad no debe y no puede estar desasociado del culto de la belleza, y del arte; por lo tanto, debe ser una parte integral de la religión».[18]

Período Muromachi editar

 
Biombo de árboles de pino (松林図 屏風 Shōrin-zu byōbu?) realizado por Hasegawa Tōhaku.

Durante el siglo XIV el desarrollo de los monasterios zen en las ciudades de Kamakura y Kioto tuvo un gran impacto sobre las artes visuales. Un austero y monocromático estilo de pintura en tinta llamado Sumi-e fue introducido en Japón a través de la influencia de las dinastías chinas Song y Yuan, reemplazando los pergaminos polícromos del período anterior. A pesar de la introducción de este nuevo movimiento pictórico, en esta época se continuaron realizando los retratos religiosos denominados Chinsō, los cuales estaban pintados con una amplia paleta cromática y fueron plasmados principalmente por los monjes zen.[19]​ Un típico ejemplo es el retrato realizado por el pintor y sacerdote Tsung-kao (1089-1163), en el cual se representa al monje legendario Kensu (En idioma chino, Hsien-tzu) en el momento que adquirió la iluminación divina.[20]​ Este tipo de pintura era ejecutado mediante pinceladas rápidas y con mínimo detalle, para lograr un efecto de profundidad, distancia y grandeza.[21][22]

La pintura titulada Atrapando un siluro con una calabaza (localizada en el templo zen de Taizo-in, en el complejo religioso Myōshin-ji, en Kioto), fue pintada por el sacerdote y artista Josetsu, y marcó un punto decisivo en la pintura Muromachi. En el primer plano está pintado un hombre en la orilla de un riachuelo sosteniendo una pequeña calabaza y echando un vistazo a un gran resbaladizo siluro o pez gato. El plano intermedio aparece lleno de neblina, y en el fondo surgen sutilmente unas montañas en la lejanía. Generalmente se asume que esta obra pictórica, ejecutada alrededor de 1413, encaja en un "nuevo estilo" de pintura concorde con la percepción china de profundidad del espacio en el plano del cuadro.[23]

Al final del siglo XIV, el arte de paisajes monocromático fue patrocinado por el Clan Ashikaga, siendo también el género predilecto entre los artistas zen, y que gradualmente evolucionó de sus raíces chinas a un estilo japonés.

 
Paisaje por Sesshū Tōyō.

Los artistas más destacados del período Muromachi fueron los pintores-sacerdotes Shubun y Sesshu. Shubun fue un monje del templo Shōkoku-ji en Kioto, y el pintor del paisaje realista titulado Leyendo en un bosque de bambú, en el cual se vislumbra un profundo retroceso de la perspectiva espacial.[24]​ Sesshu, al contrario del resto de artistas del mismo período, tuvo la oportunidad de viajar a China y estudiar las técnicas y conceptos de la pintura directamente desde su fuente de origen. Una de las obras más importantes de Sesshu es el Rollo del extenso paisaje, en el cual se representa un paisaje continuo de las cuatro estaciones.[25][26]

A finales del período Muromachi, la pintura en tinta migró fuera de los monasterios Zen al mundo del arte en general, a medida que los artistas de la escuela Kanō y la escuela Ami adoptaron el estilo y su temática. Sin embargo, la pintura en tinta tuvo una ligera modificación con la introducción de un efecto más plástico y decorativo que continuaría hasta los tiempos modernos.

Algunos de los artistas importantes del período Muromachi de Japón son los siguientes:

Período Azuchi-Momoyama editar

 
Detalle de un biombo en el que se representa la llegada de un barco occidental, y que se atribuye a Kanō Naizen (1570-1616).

En contraste con el período Muromachi, el período Azuchi-Momoyama estuvo caracterizado por el empleo de un estilo policromo, también por un considerable uso de láminas de plata y oro, y por la preferencia de obras pictóricas en formatos a gran escala.[27]​ La escuela Kanō, que estaba patrocinada por Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu y sus seguidores, adquirió prestigio y se expandió tremendamente.[28]Kanō Eitoku desarrolló una fórmula para la creación de paisajes monumentales sobre puertas corredizas, paredes, mamparas y biombos. Estas grandes pantallas y pinturas murales eran generalmente comisionadas para que decorasen los interiores de castillos y palacios de la nobleza militar.[29]​ Los temas predilectos entre los artistas eran las flores y los pájaros, debido a que facilitaban la labor de rellenar espacios de gran envergadura. Cabe mencionar que muchas de las obras de este período decoraron las paredes y paneles del Castillo Azuchi, y que en su mayoría fueron comisionadas a Eitoku bajo las órdenes de Oda Nobunaga. Sin embargo después del asesinato de Nobunaga en 1582, el castillo fue destruido e incendiado totalmente para que ninguno de sus enemigos lo ocupasen. En consecuencia, ninguno de los trabajos artísticos sobrevivió y sólo quedan algunos relatos descriptivos de la escuela Kanō que narran el aspecto físico de estos.[30]

La situación se mantuvo igual hasta el siguiente período Edo, a medida que el Shogunato Tokugawa seguía promoviendo las obras de la escuela Kanō como el arte oficialmente autorizado de los shōgun, del daimyō y la familia imperial japonesa.[31]​ Un claro ejemplo de pinturas de este período que ha sobrevivido el paso del tiempo puede ser vislumbrado en las puertas corredizas del templo Daikaku-ji, que en el pasado fue la sede del palacio del emperador Saga.[22][32]​ Las obras pictóricas albergadas en Daikaku-ji fueron adaptadas a la arquitectura fusuma, para que existiese una contrastante diversidad de atmósferas en cada habitación y han sido atribuidas al artista Kanō Sanraku.[4][33]​ Entre las habitaciones destacan la "Sala de las peonias", la "Sala de las flores de cerezo", la "Sala de los sauces", que deben su nombre a las pinturas reflejadas en sus paredes.[34]​ Asimismo, otra muestra importante de la pintura de esta época se exhibe en los paneles del templo Daitoku-ji, que fueron realizadas por el artista Unkoku Togan y encargadas por el general samurái Mōri Terumoto.[35]

Sin embargo, durante la época Azuchi-Momoyama hubo corrientes pictóricas y artistas no pertenecientes a la escuela Kanō que también tuvieron su auge, adaptando la temática china a los materiales y a la estética japonesa. Un grupo importante fue la Escuela Tosa de pintura, que primordialmente desarrolló la tradición Yamato-e, y que obtuvo fama por la ilustración de la literatura clásica japonesa en libros o emakis en pequeño formato.[36]​ También surgió un interés por retratar a las personas realizando sus actividades diarias, en un estilo que adoptó el nombre de Rakuchū-rakugai zu, que significa "escenas dentro y fuera de Kioto" y que eran habitualmente plasmadas sobre paneles de madera conformados por seis separaciones.[37][38]

Algunos de los artistas importantes del período Azuchi-Momoyama de Japón son los siguientes:

Período Edo editar

 
Rollo de caligrafía realizado por Hakuin Ekaku (1685 a 1768), que trata sobre Bodhidharma y en el que está escrito: El zen apunta directamente al corazón humano, echa un vistazo a tu naturaleza y conviértete en Buda.

Muchos historiadores han sugerido que el período Edo es una continuación del período Azuchi-Momoyama. Ciertamente, a principios del período Edo, muchas de las tendencias anteriores de la pintura continuaron siendo populares; sin embargo, también surgieron nuevos estilos.

Una de las academias pictóricas más significativas que floreció a principios del período Edo fue la Escuela Rinpa, la cual se centraba en los temas clásicos, presentándolos en un formato llamativo y magníficamente decorado. En particular, el artista Tawaraya Sōtatsu permitió la evolución del estilo decorativo a través de la recreación de temas derivados de la literatura clásica, en los que empleó figuras y motivos del mundo natural en tonalidades coloridas en contraposición de fondos recubiertos por láminas de oro. Un siglo después, Ogata Kōrin reutilizó el estilo de Sōtatsu, generando obras únicas y con amplia riqueza visual. Cabe mencionar que Honami Kōetsu, quien también uno de los fundadores de la escuela pictórica Rinpa, promovió el renacimiento del estilo tradicionalista japonés Yamato-e y de las percepciones aristocráticas de los últimos años del período Heian. Sus ideales artísticos fueron plasmados fundamentalmente en sus obras de caligrafía, las cuales generalmente eran ejecutadas sobre las pinturas en tinta realizadas por su amigo cercano Sōtatsu.[39]

Otro importante generó artístico que tuvo su inicio en la época Azuchi-Momoyama, pero que llegó a su desarrollo máximo a principios de período Edo fue el arte Namban. Este estilo mantenía un énfasis en la llegada de los europeos a Japón, en especial de los portugueses y su nueva cultura. De esta manera, el arte Namban se enfocó en la representación de las diferencias de comportamiento y costumbres de los europeos, especialmente la ilustración de barcos occidentales, y objetos inusuales dentro de la cultura japonesa.[40]​ Asimismo, este género se centró en el puerto de Nagasaki, el cual fue el único puerto abierto al comercio internacional después de que se emitiese la política de aislamiento nacional durante el régimen del Shogunato Tokugawa, y por tanto era el conducto por el cual ingresaban las influencias artísticas chinas y europeas.[41]​ El inicio de este género pictórico coincidió con el establecimiento de la orden jesuita en Japón, la cual tenía la intención de catequizar a la población. Este hecho impulsó la creación de pinturas religiosas, muchas de ellas basadas en obras occidentales existentes, pero que en su mayoría fueron destruidas durante la persecución de cristianos en Japón.[42]​ Con el transcurso del tiempo florecerían la escuela Nagasaki y la escuela Maruyama-Shijō, las cuales combinaban las influencias chinas y occidentales con los elementos tradicionales de la cultura japonesa.[43]

Una tercera tendencia importante durante el período Edo fue el surgimiento del género artístico Bunjinga (pintura letrada), también conocida como la Escuela Nanga (Pintura del sur).[44]​ Inicialmente el estilo se fundamentó en la imitación de las obras pertenecientes a los eruditos y aficionados pintores chinos de la dinastía Yuan, cuyos trabajos conjuntamente con sus técnicas artísticas habían sido exportados al Japón a mediados del siglo XVIII. Posteriormente los artistas buninja modificaron considerablemente las técnicas y la temática de este género artístico con el objetivo de crear una combinación entre los estilos de pintura chino y japonés. Algunos artistas ejemplares del movimiento artístico buninja son: Ike no Taiga, Uragami Gyokudo, Yosa Buson, Tanomura Chikuden, Tani Buncho y Yamamoto Baiitsu. En el caso particular de Yosa Buson, aparte de haber sido un pintor nanga, también fue un poeta haiku, que se distinguió en la elaboración de pinturas con el propósito de que acompañasen sus composiciones poéticas en un estilo de pictórico conocido como haiga, y que consistía en el uso de pinceladas simples en tonalidades monocromáticas.[45][46]

Debido a las políticas de austeridad fiscal y social impuestas por el Shogunato Tokugawa, los elementos de lujo de este género estuvieron limitados a los estratos superiores de la sociedad, y no estaban disponibles (o quizás prohibidos) a las clases inferiores. La gente común desarrolló su propio estilo de arte denominado fuzokuga, en el cual se representaban escenas de la vida diaria, especialmente las costumbres de la gente ordinaria, que incluían temas populares como el teatro kabuki, las prostitutas y los paisajes.[47]​ En el siglo XVI, estas pinturas impulsaron la producción parcialmente masiva de las impresiones xilográficas con planchas de madera, o mejor conocidas como ukiyo-e, que fue uno de los elementos definitivos de mediados y finales del período Edo.[48]

 
Dios del Viento, Dios del Trueno, de Ogata Kōrin. En esta pintura se muestra a los dioses del trueno (izquierda) y del viento (derecha), al inicio de un combate celestial.

Algunos artistas importantes de esta época fueron:

Período Meiji editar

 
Al lado del lago, por Kuroda Seiki, óleo sobre lienzo, Tokio.[49]​ Originalmente fue expuesto en la exhibición Hakubai en 1897, y posteriormente en la Exposición Internacional de París en 1900.[50]

Durante la Era Meiji, Japón sufrió un tremendo cambio político y social durante el proceso de campaña de occidentalización y modernización dirigida por el nuevo gobierno Meiji. El período Meiji estuvo marcado por la división del arte en los correspondientes estilos occidentales y estilos indígenas tradicionales.[51]

El estilo occidental de pintura llamado (Yōga) fue oficialmente promovido por el gobierno, el cual envió a prometedores jóvenes artistas a que realizasen sus estudios en el exterior, y contrató artistas extranjeros para que estableciesen un currículo de arte en las escuelas japonesas.[52][53]

Sin embargo, después de un favoritismo inicial por el estilo de arte occidental, el péndulo se balanceó en dirección opuesta, y hubo un movimiento dirigido por el crítico de arte Okakura Kakuzō y por el educador Ernest Fenollosa que suscitó el renacimiento y la apreciación de los estilos artísticos tradicionales de Japón (Nihonga).[51]​ En 1880, el arte de estilo occidental fue prohibido en las exhibiciones oficiales y fue severamente criticado por los críticos. Con el apoyo de Okakura y Fenollosa, el estilo Nihonga evolucionó con varias influencias del movimiento europeo Prerrafaelita y del Romanticismo.[54]

Los pintores de estilo Yōga formaron el Meiji Bijutsukai (Sociedad de Bellas Artes Meiji) para mantener sus propias exhibiciones y promover un renovado interés por el arte occidental.[55]

En 1907, con el establecimiento del Bunten bajo el patrocinio del Ministerio de Educación, ambos grupos artísticos alcanzaron reconocimiento y lograron una coexistencia, y hasta empezaron el proceso hacia una síntesis mutua.[56]​ Algunos artistas del período Meiji incluyen los siguientes:

 
Acuarela sobre seda titulada Preludio de danza Noh (序の舞 Jo-no-mai?) (1936) por Uemura Shōen.
  • Kanō Hōgai (1828-1888)
  • Hashimoto Gahō (1835-1908)
  • Maekawa Bunrei (1838 – 1917)
  • Kano Asen Takanobu (1845-1892)
  • Yamamoto Hosui (1850-1906)
  • Asai Chu (1856-1907)
  • Harada Naojiro (1863-1899)
  • Takeuchi Seihō (1864-1942)
  • Kuroda Seiki (1866-1924)
  • Fujishima Takeji (1867-1943)
  • Yokoyama Taikan (1868-1958)
  • Okada Saburosuke (1869-1939)
  • Shimomura Kanzan (1873-1930)
  • Kawai Gyokudō (1873-1957)
  • Hishida Shunsō (1874-1911)
  • Wada Eisaku (1874-1959)
  • Uemura Shōen (1875-1949)
  • Aoki Shigeru (1882-1911)
  • Sakamoto Hanjiro (1882-1962)

Período Taishō editar

 
Paisaje por Kishida Ryusei.

En el período Taishō predominó el estilo Yōga sobre el género Nihonga. Después de una larga estadía en Europa, muchos artistas (incluyendo Arishima Ikuma) regresaron a Japón en este período, trayendo consigo nuevas técnicas del impresionismo y del postimpresionismo. Las obras artísticas de Camille Pissarro, Paul Cézanne y Pierre-Auguste Renoir influyeron en las primeras pinturas de la era Taishō. Sin embargo, los artistas Yōga de esta época tuvieron una inclinación por el eclecticismo, y hubo una profusión de movimientos artísticos disidentes. Estos incluían la sociedad Fusain (Fyuzankai) que enfatizaba los estilos del postimpresionismo, en especial el fauvismo. En 1914, surgió la Nikakai (Sociedad de Segunda División) con el propósito de oponerse a la exhibición Bunten patrocinada por el gobierno.[52]

La pintura durante el periodo Taishō fue ligeramente influida por otros movimientos contemporáneos europeos, como el neoclasicismo y el postimpresionismo tardío.

Sin embargo, de modo interesante el renaciente estilo Nihonga hacia finales de la época Taishō adoptó ciertas tendencias del postimpresionismo. La segunda generación de artistas Nihonga formaron la Academia de Bellas Artes de Japón (Nihon Bijustsuin) para competir contra el Bunten que era promovido por el gobierno, y a pesar de que las tradiciones yamato-e continuaron prevaleciendo con fuerza, el incremento en la utilización de los conceptos de perspectiva occidentales, y las nociones europeas de luz y espacio comenzaron a debilitar las diferencias entre los estilos Nihonga y Yōga.

Algunos artistas importantes del período Taishō son:

  • Kaburaki Kiyokata 鏑木清方 (1878-1972)
  • Tomita Keisen (1879-1936)
  • Imamura Shiro (1880-1916)
  • Takehisa Yumeji 竹久夢二 (1884-1934)
  • Yorozu Tetsugoro (1885-1927)
  • Kawabata Ryushi (1885-1966)
  • Seison Maeda (1885-1977)
  • Tsuchida Hakusen (1887-1936)
  • Murakami Kagaku (1888-1939)
  • Kishida Ryusei (1891-1929)
  • Hayami Gyoshu (1894-1935)
  • Itō Shinsui 伊東深水 (1898-1972)
  • Uemura Shoko 上村松篁 (1902-2001)

Período Shōwa editar

La pintura japonesa a principios de la Era Shōwa estuvo ampliamente dominada por Yasurio Sotaro y Umehara Ryuzaburo, quienes introdujeron los conceptos de arte puro y pintura abstracta a la tradición Nihonga, creando por consiguiente una versión más interpretativa de este género. Esta tendencia fue considerablemente desarrollada por Tsuguharu Foujita y la sociedad Nika para abarcar el surrealismo. Asimismo para promover estas tendencias, la asociación de arte independiente (Dokuritsu Bijutsu Kyokai) fue establecida en 1931.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los controles gubernamentales japoneses y la censura permitieron únicamente la expresión de temas patrióticos. Muchos artistas fueron reclutados en el proyecto de propaganda política del gobierno, y se promovió la crítica sin juicio emocional de sus trabajos.

En el período de postguerra se creó la Academia de Arte Japonés (1937) promovida por el gobierno y la cual abarcaba los estilos Nihonga y Yōga. Las exhibiciones patrocinadas por el gobierno habían cesado, y se dio inicio a las exposiciones privadas como la Nitten, que eran incluso de una mayor escala. A pesar de que la Nitten fue en principio organizada por la Academia de Arte de Japón, desde el año 1958 empezó a ser administrada por una corporación privada.

Entre los artistas más importantes de la era Shōwa se encuentran:

  • Sotaro Yasui (1881-1955)
  • Kobayashi Kokei (1883-1957)
  • Yasuda Yukihiko (1884-1978)
  • Tsuguharu Foujita (1886-1968)
  • Umehara Ryuzaburo (1888-1986)
  • Ogura Yuki (1895-2000)
  • Kaii Higashiyama 1908-1999

Período contemporáneo editar

Después de la Segunda Guerra Mundial, los pintores, calígrafos y grabadores prosperaron en las grandes ciudades, particularmente en Tokio, y pusieron su interés en los mecanismos de la vida urbana, reflejado en las parpadeantes luces, los colores neón, y el paso frenético de sus abstracciones. Todos los "ismos" del mundo del arte de Nueva York y París fueron fervorosamente adoptados. Después de las abstracciones de los años 1960, en los años 1970 se volvió al realismo fuertemente favorecido por los movimientos de arte "op" y "pop", que fueron plasmados en las obras artísticas de Shinohara Ushio en los años 1980. Muchos de los artistas destacados del vanguardismo trabajaban en Japón y en el extranjero, siendo en muchos casos ganadores de premios internacionales. Estos artistas sentían que no había nada japonés en sus trabajos, y que de hecho pertenecían a la escuela internacional. A finales de los años 1970, la búsqueda de las cualidades japonesas y de un estilo nacional causó que muchos artistas revaluasen su ideología artística y diesen su espalda a lo que algunos consideraban como las "superficiales" fórmulas de occidente. Las pinturas contemporáneas que seguían un estilo moderno comenzaron a ser realizadas mediante el uso deliberado de las formas, recursos e ideologías tradicionales del arte japonés. Numerosos artistas mono-ha se dedicaron a la pintura con el objetivo de capturar los matices tradicionales de la disposición espacial, la armonía del color y el lirismo. También se destaca en esta disciplina el artista argentino Miguel Kessel, quien desarrolla sus actividades en el centro Okinawense de la ciudad de Buenos Aires.

Referencias editar

  1. Piper (2004), p.296
  2. Piper (2004), p.293
  3. Hall, Brown y Yakamura (1999), p.93-94
  4. Barrett, Marie-Therese (1 de marzo de 2008). «Traditional painting» (en inglés). Japan Cultural Profile. Consultado el 16 de enero de 2009. 
  5. Hooker, Richard (6 de junio de 1999). (en inglés). Washington State University. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2008. Consultado el 16 de enero de 2009. 
  6. «Japanese art» (en inglés). The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2008. Consultado el 16 de enero de 2009. 
  7. «LEAD: Pieces of possibly oldest colored wall painting found at Horyuji» (en inglés). Asian Economic News. 13 de diciembre. Archivado desde el original el 30 de junio de 2012. Consultado el 17 de enero de 2009. 
  8. Wada (2003), p.64
  9. Ring, Salkin y La Boda (1996), p.461
  10. Hall, Shively y McCullough (1999), p.410
  11. Hyghe, Francois-Bernard (julio de 1991). «The kingdom of Silla and the treasures of Nara» (en inglés). UNESCO Courier. Consultado el 17 de enero de 2009. 
  12. «Shoso-in Imperial Repository» (en inglés). Japan Cultural Profile. 22 de septiembre de 2006. Consultado el 17 de enero de 2009. 
  13. Ten Grotenhuis (1999), p.87
  14. Department of Asian Art of the The Metropolitan Museum of Art (octubre de 2002). «Heian Period (794–1185)». Heilbrunn Timeline of Art History (en inglés). The Metropolitan Museum of Art. Consultado el 16 de enero de 2009. 
  15. Mostow, Bryson y Graybill (2003), p.25-34
  16. Hall, Shively y McCullough (1999), p.409-410
  17. Treat y Coburn (1981), p.112-115
  18. Fabens Kelley (1931), p.80
  19. Levine (2005), p.21-22
  20. Brinker (1995), p.78
  21. Collcutt, Martin. (en inglés). Japan Society. Archivado desde el original el 21 de agosto de 2008. Consultado el 18 de enero de 2009. 
  22. Priest (1953), p.202
  23. Yamamoto, Hideo (2009). (en inglés). Kyoto National Museum. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2014. Consultado el 18 de enero de 2009. 
  24. «Shubun» (en inglés). Japanese Arts. Consultado el 18 de enero de 2009. 
  25. Ierardo, Esteban. . Temakel. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2009. Consultado el 18 de enero de 2009. 
  26. Duffy (2003), p.246
  27. Watanabe (2001), p.26
  28. Leavens, Ileana. (en inglés). Seattle Central Community College. Archivado desde el original el 20 de julio de 2007. Consultado el 20 de enero de 2009. 
  29. Hane (1991), p.120-122
  30. Whitney Hall (1999), p.494
  31. Brinkley y Kikuchi (1915), p.600
  32. (en inglés). 2006. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2009. Consultado el 25 de enero de 2009. 
  33. Noma, Webb, Takahashi (2003), p.289
  34. «Daikaku-ji temple in Sagano» (en inglés). Asano Noboru. 2008. Consultado el 25 de enero de 2009. 
  35. Yamamoto, Hideo (2009). (en inglés). Kyoto National Museum. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2014. Consultado el 25 de enero de 2009. 
  36. Totman (1993), p.86
  37. Kano, Hiroyuki (13 de diciembre). (en inglés). Kyoto National Museum. Archivado desde el original el 27 de abril de 2014. Consultado el 28 de enero de 2009. 
  38. Whitney Hall (1999), p.495
  39. Department of Asian Art - Metropolitan Museum of Art (octubre de 2003). «Rinpa Painting Style». Heilbrunn Timeline of Art History (en inglés). The Metropolitan Museum of Art. Consultado el 28 de enero de 2009. 
  40. Totman (1993), p.86-87
  41. Moonan, Wendy (21 de diciembre). «Japan’s First Encounter With Westerners» (en inglés). The New York Times. Consultado el 28 de enero de 2009. 
  42. Deal (2007), p.293
  43. Deal (2007), pag.295
  44. Paine, Soper y Waterhouse (1981), p.235
  45. Deal (2007), p.294
  46. Singer, Ilana (24 de mayo de 2004). (en inglés). Tikotin Museum of Japanese art. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2014. Consultado el 31 de enero de 2009. 
  47. Singer, Ilana (2 de agosto). (en inglés). Haifa Museums. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2014. Consultado el 31 de enero de 2009. 
  48. Kobayashi y Harbison (1997), p.65-66
  49. «Seiki Kuroda, biografía del “Padre de la Pintura Occidental en Japón”». Uchina. 25 de octubre de 2007. Consultado el 21 de enero de 2009. 
  50. «Lakeside». Kuroda Memorial Hall. Tokyo National Research Institute of Cultural Properties. 1997. Consultado el 21 de enero de 2009. 
  51. Fischer (1992), p.7-8
  52. Larking, Matt (15 de septiembre). «Independent brushstrokes: Originality follows imitation in the history of Japanese oil painting» (en inglés). The Japan Times. Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2012. Consultado el 31 de enero de 2009. 
  53. Fischer (1992), p.3
  54. Sullivan (1989), p.124-129
  55. Stimson y Sholette (2007) p.48
  56. «Japan:1868-1945» (en inglés). Japan Cultural Profiles ProjectCultural Profile. 9 de octubre. Consultado el 31 de enero de 2009. 

Bibliografía editar

  • Brinker, Helmut (1995). O Zen na Arte da Pintura. Editora Pensamento. ISBN 85-315-0731-6. 
  • Brinkley, Frank y Dairoku Kikuchi (1915). A history of the Japanese people from the earliest times to the end of the Meiji era. Nueva York: Encyclopædia Britannica. OCLC 413099. 
  • Deal, William (2007). Handbook to life in medieval and early modern Japan. Nueva York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-533126-4. 
  • Duffy, Jean (2003). Signs and designs: art and architecture in the work of Michel Butor. Liverpool: Liverpool University Press. ISBN 0-85323-778-6. 
  • Fabens Kelley, Charles (1931). «A Kamakura Buddhist Triptych». Bulletin of the Art Institute of Chicago 25 (6): 80-82. ISSN 1935-6595. 
  • Fischer, Felice (1992). «Meiji Painting from the Fenollosa Collection». Philadelphia Museum of Art Bulletin 88 (375): 1-23. ISSN 0031-7314. 
  • Kobayashi, Tadashi y Mark Harbison (1997). Ukiyo-e: an introduction to Japanese woodblock prints. Nueva York: Kodansha America. ISBN 4-7700-2182-8. 
  • Hall, John, Delmer Brown y Kozo Yamamura (1999). The Cambridge history of Japan. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22352-0. 
  • Hall, John, William McCullough y Donald Shively (1999). The Cambridge history of Japan. Vol. 2, Heian Japan. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22353-9. 
  • Hane, Mikiso (1991). Premodern Japan: A historical survey. Boulder: Westview Press. ISBN 0-8133-8066-9. 
  • Levine, Gregory (2005). Daitokuji: The visual cultures of a Zen monastery. Seattle: University of Washington Press. ISBN 0-295-98540-2. 
  • Mostow, Joshua, Norman Bryson y Maribeth Graybill (2003). Gender and power in the Japanese visual field. Honolulu: University of Hawaiʻi Press. ISBN 0-8248-2572-1. 
  • Noma, Seiroku, Glenn Webb, y Bin Takahashi (2003). The arts of Japan. Nueva York: Kondansha International. ISBN 4-7700-2977-2. 
  • Paine, Robert, AlexanderSoper, y David Waterhouse (1981). The art and architecture of Japan. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-05333-9. 
  • Piper, David (2004). The illustrated history of art. Londres: Bounty Books. ISBN 0-7537-0908-2. 
  • Priest, Alan (1953). «A Note on Japanese Painting». The Metropolitan Museum of Art Bulletin 11 (8): 201-202. ISSN 0026-1521. 
  • Ring, Trudy, Robert Salkin y Sharon La Boda (1996). International dictionary of historic places. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers. ISBN 1-884964-05-2. 
  • Stimson, Blake y Gregory Sholette (2007). Collectivism After Modernism. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978-0-8166-4461-2. 
  • Sullivan, Michael (1989). The meeting of Eastern and Western art. Berkeley : University of California Press. ISBN 0-520-05902-6. 
  • Totman, Conrad (1993). Early modern Japan. Berkeley: University of California Press. OCLC 63180023. 
  • Ten Grotenhuis, Elizabeth (1999). Japanese mandalas: representations of sacred geography. Honolulu: University of Hawai'i Press. ISBN 0-8248-2000-2. 
  • Treat, Robert y Alexander Coburn (1981). The art and architecture of Japan. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-05333-9. 
  • Wada, Stephanie (2003). Discovering the arts of Japan: a historical overview. Tokio: Kodansha International. ISBN 4-7700-2939-X. 
  • Watanabe, Hiroshi (2001). The architecture of Tōkyō: an architectural history in 571 individual presentations. Stuttgart: Axel Menges. ISBN 3-930698-93-5. 
  • Whitney Hall, John (1999). The Cambridge history of Japan. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22352-0. 

Véase también editar

Enlaces externos editar

  •   Datos: Q1683295
  •   Multimedia: Paintings from Japan / Q1683295

pintura, japón, pintura, japón, 絵画, kaiga, aquella, producido, territorio, dicho, país, artistas, nacidos, mismo, más, antiguas, refinadas, artes, niponas, abarcando, amplia, variedad, géneros, estilos, historia, general, arte, japonés, igual, historia, pintur. La pintura de Japon 絵画 Kaiga es aquella que se ha producido en el territorio de dicho pais o por artistas nacidos en el mismo Es una de las mas antiguas y refinadas artes niponas abarcando una amplia variedad de generos y estilos La historia en general del arte japones al igual que la historia de la pintura de Japon es una sintesis extensa y una competicion constante entre la estetica japonesa y la adaptacion de ideas importadas del extranjero Las primeras referencias pictoricas de Japon pueden vislumbrarse en las ceramicas y murales pintados con disenos geometricos simples del periodo prehistorico Jōmon En el periodo Nara la dinastia china Tang influiria en el estilo de la pintura japonesa religiosa y de la corte Ciruelos blancos en primavera c 1705 10 por Ogata Kōrin La pintura esta realizada bajo el estilo Yamato e utilizando una tecnica de tempera seca que exalta la sinuosidad de las lineas logrando un efecto de expansion del espacio que propasa los limites propios de la obra y que es tipicamente japones Los patrones y movimientos de las lineas influyeron en gran medida en la corriente artistica del Modernismo 1 Sin embargo el verdadero desarrollo de la pintura japonesa ocurriria en el periodo Heian con el surgimiento del estilo tradicionalista nipon denominado Yamato e en el cual destaca la pintura sobre rollos de pergamino conocida como emaki y entre las obras mas importantes consta la leyenda de Genji Monogatari En la epoca Kamakura se prolongaria la elaboracion de los emakis pero con un enfoque hacia la pintura religiosa en especial las representaciones de Buda Amitabha ejecutadas por la secta Shingon Posteriormente en la era Muromachi se enfatizaria la pintura monocromatica en tinta la cual poseia una profunda influencia de la cultura china y que fue promovida principalmente por los monjes zen a traves del estilo Sumi e En el periodo Azuchi Momoyama la pintura decorativa de palacios adquiriria una gran jerarquia exaltando el uso de laminas de oro sobre superficies a gran escala Esta tendencia pictorica fue patrocinada por los shōgunes y fue categorizada como el arte oficial por excelencia de esta clase social En la era Edo florecio la escuela de pintura decorativa Rinpa que se centraba en temas tradicionales e impulso el renacimiento del estilo Yamato e Sus principales exponentes fueron Ogata Kōrin Tawaraya Sōtatsu y Honami Kōetsu A inicios del periodo Meiji la pintura japonesa sufrio un cambio profundo debido a que el gobierno japones promulgo una campana de occidentalizacion fomentando la pintura Yōga en la que se promovia un enfoque en la cultura europea Esta tendencia perdio fuerza a medida que surgio un genero artistico opuesto que buscaba recuperar las raices culturales japonesas que se habian debilitado y que se lo denomino Nihonga A pesar de las diferencias estilisticas de ambos movimientos pictoricos a finales de la era Meiji los dos generos iniciaron un proceso de sintesis Indice 1 Cronologia 1 1 Antiguo Japon 1 2 Periodo Nara 1 3 Periodos Heian y Kamakura 1 4 Periodo Muromachi 1 5 Periodo Azuchi Momoyama 1 6 Periodo Edo 1 7 Periodo Meiji 1 8 Periodo Taishō 1 9 Periodo Shōwa 1 10 Periodo contemporaneo 2 Referencias 3 Bibliografia 4 Vease tambien 5 Enlaces externosCronologia editarAntiguo Japon editar La pintura en Japon tiene su inicio posiblemente durante el periodo prehistorico japones Algunos disenos geometricos y figuras simples se pueden encontrar trazadas sobre la ceramica neolitica del periodo Jōmon y en las campanas de bronce o dōtaku del periodo Yayoi 300 a C 300 d C 2 3 Tambien se han descubierto pinturas murales con disenos geometricos y figurativos en numerosos tumulos pertenecientes al periodo Kofun 300 d C 700 d C 4 Con la influencia de la cultura China en Japon durante el periodo Asuka especialmente la introduccion del sistema de escritura kanji el sistema de administracion gubernamental y el budismo muchas de las obras de arte eran importadas al Japon desde China y Corea motivando la produccion de copias locales muy similares al estilo pictorico del Este de Asia 5 Periodo Nara editar nbsp Pintura mural de la tumba Takamatsuzuka Con la propagacion del budismo en Japon durante los siglos VI y VII florecio la pintura con motivos religiosos con el objetivo de decorar los multiples templos construidos por las clases gobernantes Sin embargo el periodo Nara se caracterizo mas por el arte de la escultura que por la pintura 6 Las pinturas mas antiguas que aun sobreviven de este periodo incluyen los murales sobre las paredes del templo de Hōryu ji en Ikaruga prefectura de Nara en las cuales se ilustran episodios de la vida de Buda de los bodhisattva y de otras deidades menores 7 8 El estilo guarda semejanza con la pintura china de la dinastia Sui correspondiente a la epoca de los Dieciseis Reinos Sin embargo a mediados del periodo Nara se volvieron populares pinturas bajo el estilo de la Dinastia Tang Entre estas tambien se incluyen los murales de la tumba Takamatsuzuka que fueron realizados alrededor del ano 700 d C y en los cuales estan representados cortesanos con togas y simbolos de la astrologia china como el dragon Seiryu la serpiente o tortuga Genbu el tigre Byakko y el fenix bermellon Suzaku 9 Este estilo en particular evoluciono en el genero Kara e el cual permanecio en auge durante el inicio del periodo Heian 10 La mayoria de pinturas del periodo Nara son de naturaleza religiosa y estan ejecutadas en gran parte por artistas anonimos Una amplia coleccion de arte del periodo Nara se conserva en la casa del tesoro Shōsōin antiguamente propiedad perteneciente a Tōdai ji y ahora bajo el control de la Agencia Imperial 11 12 Periodos Heian y Kamakura editar Con el desarrollo de la sectas budistas esotericas de Shingon y Tendaishu en los siglos VIII y IX en Japon la imagineria religiosa especialmente las pinturas o representaciones de Mandala se volvieron predominantes Numerosas versiones de Mandala en particular el mandala del Mundo del Diamante y el Mandala del Utero fueron creados como pergaminos colgantes y tambien como murales para las paredes de los templos 4 Un celebre ejemplo antiguo conocido como el Mandala de los dos Mundos se encuentra en la pagoda Daigo ji que es un edificio religioso que posee cinco niveles de altura y esta ubicado al sur de Kioto 13 En particular el Mandala de los dos Mundos esta compuesto por dos pergaminos decorados con pinturas del periodo Heian sin embargo hoy en dia algunos de los detalles pictoricos pueden visualizarse parcialmente ya que se han desgastado por la abrasion y el paso del tiempo 13 nbsp Escena del capitulo Azuma ya del Genji Monogatari de estilo Onna e Con la continua evolucion del budismo japones hacia el budismo de Tierra Pura de la secta Jōdō durante el siglo X un importante nuevo genero fue anadido denominado raigozu en el cual se representaba a Buda Amitabha dando la bienvenida a las almas de los fieles a su paraiso occidental Un popular ejemplo que data del ano 1053 yace en el templo de Byōdō in en la ciudad de Uji en la prefectura de Kioto al que tambien se le considera una muestra temprana del estilo de pintura japones Yamato e Mientras que las pinturas Kara e se basaban en escenas de la vida cotidiana y leyendas chinas el estilo Yamato e se caracterizaba por las representaciones de los paisajes de los alrededores de la antigua capital de Japon Kioto y la ilustracion de la literatura historica japonesa 14 A mediados del periodo Heian el estilo de pintura Kara e habia perdido terreno siendo reemplazado por el estilo Yamato e el cual fue usado inicialmente en la decoracion de mamparas y biombos Sin embargo el estilo Yamato e desarrollo nuevos formatos especialmente hacia finales del periodo Heian incluyendo el pergamino emaki El emaki abarcaba novelas ilustradas como la de Genji Monogatari obras historicas como Ban Dainagon Ekotoba y trabajos religiosos Los artistas e maki inventaron sistemas de convencion pictorica con el objetivo de que las pinturas transmitiesen el contenido emocional de cada escena El Genji Monogatari esta organizado en discretos episodios mientras que el mas vivaz Ban Dainago Ekotoba emplea una ilustracion narrativa continua enfatizando el movimiento activo de figuras mediante el uso de pinceladas rapidas y ligeras en colores vibrantes Otro ejemplo famoso que mantiene este estilo pictorico es la pintura del pergamino del Asedio del Palacio Sanjō nbsp Un ejemplo de la pintura Otoko e en el cual esta representado un asedio nocturno al palacio Sanjō Los emaki tambien sirvieron como unos de los primeros y grandes ejemplos de los estilos pictoricos Otoko e pinturas de hombres y Onna e pinturas de mujeres Hay muchas diferencias sutiles entre los dos estilos que tienen el objetivo de cautivar las preferencias esteticas de los generos Sin embargo son mas notorias las diferencias tematicas En el estilo Otoko e generalmente se representa eventos historicos particularmente batallas No obstante el Onna e se fundamenta en el pergamino de la Leyenda de Genji enfatizando topicos sobre la vida en la corte especialmente las damas de la corte y temas romanticos 5 15 Estos generos artisticos continuaron en vigencia en Japon a traves del periodo Kamakura durante los anos 1180 a 1333 Asimismo se continuaron produciendo emakis de varios tipos sin embargo el periodo Kamakura se caracterizo primordialmente por el arte escultorico en vez de la pintura La mayoria de pinturas en los periodos Heian y Kamakura eran de naturaleza religiosa y fueron ejecutadas por un vasto numero de artistas anonimos 16 17 No obstante en la epoca Kamakura sobresalieron las pinturas realizadas por la secta Shingon de las diversas manifestaciones de Buda Amitabha que significa Luz infinita completamente consciente y las cuales generalmente han sido propiedad de los templos budistas o pagodas Estas obras pictoricas eran ejecutadas en fondos oscuros y las figuras religiosas eran realzadas con pan de oro utilizando una tecnica muy popular en ese tiempo denominada Kirikane De esta manera con el proposito de promover las artes plasticas la secta Shingon establecio que el culto de la divinidad no debe y no puede estar desasociado del culto de la belleza y del arte por lo tanto debe ser una parte integral de la religion 18 Periodo Muromachi editar nbsp Biombo de arboles de pino 松林図 屏風 Shōrin zu byōbu realizado por Hasegawa Tōhaku Durante el siglo XIV el desarrollo de los monasterios zen en las ciudades de Kamakura y Kioto tuvo un gran impacto sobre las artes visuales Un austero y monocromatico estilo de pintura en tinta llamado Sumi e fue introducido en Japon a traves de la influencia de las dinastias chinas Song y Yuan reemplazando los pergaminos policromos del periodo anterior A pesar de la introduccion de este nuevo movimiento pictorico en esta epoca se continuaron realizando los retratos religiosos denominados Chinsō los cuales estaban pintados con una amplia paleta cromatica y fueron plasmados principalmente por los monjes zen 19 Un tipico ejemplo es el retrato realizado por el pintor y sacerdote Tsung kao 1089 1163 en el cual se representa al monje legendario Kensu En idioma chino Hsien tzu en el momento que adquirio la iluminacion divina 20 Este tipo de pintura era ejecutado mediante pinceladas rapidas y con minimo detalle para lograr un efecto de profundidad distancia y grandeza 21 22 La pintura titulada Atrapando un siluro con una calabaza localizada en el templo zen de Taizo in en el complejo religioso Myōshin ji en Kioto fue pintada por el sacerdote y artista Josetsu y marco un punto decisivo en la pintura Muromachi En el primer plano esta pintado un hombre en la orilla de un riachuelo sosteniendo una pequena calabaza y echando un vistazo a un gran resbaladizo siluro o pez gato El plano intermedio aparece lleno de neblina y en el fondo surgen sutilmente unas montanas en la lejania Generalmente se asume que esta obra pictorica ejecutada alrededor de 1413 encaja en un nuevo estilo de pintura concorde con la percepcion china de profundidad del espacio en el plano del cuadro 23 Al final del siglo XIV el arte de paisajes monocromatico fue patrocinado por el Clan Ashikaga siendo tambien el genero predilecto entre los artistas zen y que gradualmente evoluciono de sus raices chinas a un estilo japones nbsp Paisaje por Sesshu Tōyō Los artistas mas destacados del periodo Muromachi fueron los pintores sacerdotes Shubun y Sesshu Shubun fue un monje del templo Shōkoku ji en Kioto y el pintor del paisaje realista titulado Leyendo en un bosque de bambu en el cual se vislumbra un profundo retroceso de la perspectiva espacial 24 Sesshu al contrario del resto de artistas del mismo periodo tuvo la oportunidad de viajar a China y estudiar las tecnicas y conceptos de la pintura directamente desde su fuente de origen Una de las obras mas importantes de Sesshu es el Rollo del extenso paisaje en el cual se representa un paisaje continuo de las cuatro estaciones 25 26 A finales del periodo Muromachi la pintura en tinta migro fuera de los monasterios Zen al mundo del arte en general a medida que los artistas de la escuela Kanō y la escuela Ami adoptaron el estilo y su tematica Sin embargo la pintura en tinta tuvo una ligera modificacion con la introduccion de un efecto mas plastico y decorativo que continuaria hasta los tiempos modernos Algunos de los artistas importantes del periodo Muromachi de Japon son los siguientes Mugi Fuchang c 1250 Mokuan Reien m 1345 Kao Ninga c siglo XIV Mincho 1352 1431 Josetsu 1405 1423 Sesshu Tōyō 1420 1506 Kanō Masanobu 1434 1530 Tensho Shubun m 1460 Kanō Motonobu 1476 1559 Periodo Azuchi Momoyama editar nbsp Detalle de un biombo en el que se representa la llegada de un barco occidental y que se atribuye a Kanō Naizen 1570 1616 En contraste con el periodo Muromachi el periodo Azuchi Momoyama estuvo caracterizado por el empleo de un estilo policromo tambien por un considerable uso de laminas de plata y oro y por la preferencia de obras pictoricas en formatos a gran escala 27 La escuela Kanō que estaba patrocinada por Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi Tokugawa Ieyasu y sus seguidores adquirio prestigio y se expandio tremendamente 28 Kanō Eitoku desarrollo una formula para la creacion de paisajes monumentales sobre puertas corredizas paredes mamparas y biombos Estas grandes pantallas y pinturas murales eran generalmente comisionadas para que decorasen los interiores de castillos y palacios de la nobleza militar 29 Los temas predilectos entre los artistas eran las flores y los pajaros debido a que facilitaban la labor de rellenar espacios de gran envergadura Cabe mencionar que muchas de las obras de este periodo decoraron las paredes y paneles del Castillo Azuchi y que en su mayoria fueron comisionadas a Eitoku bajo las ordenes de Oda Nobunaga Sin embargo despues del asesinato de Nobunaga en 1582 el castillo fue destruido e incendiado totalmente para que ninguno de sus enemigos lo ocupasen En consecuencia ninguno de los trabajos artisticos sobrevivio y solo quedan algunos relatos descriptivos de la escuela Kanō que narran el aspecto fisico de estos 30 La situacion se mantuvo igual hasta el siguiente periodo Edo a medida que el Shogunato Tokugawa seguia promoviendo las obras de la escuela Kanō como el arte oficialmente autorizado de los shōgun del daimyō y la familia imperial japonesa 31 Un claro ejemplo de pinturas de este periodo que ha sobrevivido el paso del tiempo puede ser vislumbrado en las puertas corredizas del templo Daikaku ji que en el pasado fue la sede del palacio del emperador Saga 22 32 Las obras pictoricas albergadas en Daikaku ji fueron adaptadas a la arquitectura fusuma para que existiese una contrastante diversidad de atmosferas en cada habitacion y han sido atribuidas al artista Kanō Sanraku 4 33 Entre las habitaciones destacan la Sala de las peonias la Sala de las flores de cerezo la Sala de los sauces que deben su nombre a las pinturas reflejadas en sus paredes 34 Asimismo otra muestra importante de la pintura de esta epoca se exhibe en los paneles del templo Daitoku ji que fueron realizadas por el artista Unkoku Togan y encargadas por el general samurai Mōri Terumoto 35 Sin embargo durante la epoca Azuchi Momoyama hubo corrientes pictoricas y artistas no pertenecientes a la escuela Kanō que tambien tuvieron su auge adaptando la tematica china a los materiales y a la estetica japonesa Un grupo importante fue la Escuela Tosa de pintura que primordialmente desarrollo la tradicion Yamato e y que obtuvo fama por la ilustracion de la literatura clasica japonesa en libros o emakis en pequeno formato 36 Tambien surgio un interes por retratar a las personas realizando sus actividades diarias en un estilo que adopto el nombre de Rakuchu rakugai zu que significa escenas dentro y fuera de Kioto y que eran habitualmente plasmadas sobre paneles de madera conformados por seis separaciones 37 38 Algunos de los artistas importantes del periodo Azuchi Momoyama de Japon son los siguientes Kaiho Yusho 1533 1615 Hasegawa Tōhaku 1539 1610 Kanō Eitoku 1543 1590 Unkoku Togan 1547 1616 Kanō Sanraku 1559 1663 Kanō Tannyu 1602 1674 Periodo Edo editar nbsp Rollo de caligrafia realizado por Hakuin Ekaku 1685 a 1768 que trata sobre Bodhidharma y en el que esta escrito El zen apunta directamente al corazon humano echa un vistazo a tu naturaleza y conviertete en Buda Muchos historiadores han sugerido que el periodo Edo es una continuacion del periodo Azuchi Momoyama Ciertamente a principios del periodo Edo muchas de las tendencias anteriores de la pintura continuaron siendo populares sin embargo tambien surgieron nuevos estilos Una de las academias pictoricas mas significativas que florecio a principios del periodo Edo fue la Escuela Rinpa la cual se centraba en los temas clasicos presentandolos en un formato llamativo y magnificamente decorado En particular el artista Tawaraya Sōtatsu permitio la evolucion del estilo decorativo a traves de la recreacion de temas derivados de la literatura clasica en los que empleo figuras y motivos del mundo natural en tonalidades coloridas en contraposicion de fondos recubiertos por laminas de oro Un siglo despues Ogata Kōrin reutilizo el estilo de Sōtatsu generando obras unicas y con amplia riqueza visual Cabe mencionar que Honami Kōetsu quien tambien uno de los fundadores de la escuela pictorica Rinpa promovio el renacimiento del estilo tradicionalista japones Yamato e y de las percepciones aristocraticas de los ultimos anos del periodo Heian Sus ideales artisticos fueron plasmados fundamentalmente en sus obras de caligrafia las cuales generalmente eran ejecutadas sobre las pinturas en tinta realizadas por su amigo cercano Sōtatsu 39 Otro importante genero artistico que tuvo su inicio en la epoca Azuchi Momoyama pero que llego a su desarrollo maximo a principios de periodo Edo fue el arte Namban Este estilo mantenia un enfasis en la llegada de los europeos a Japon en especial de los portugueses y su nueva cultura De esta manera el arte Namban se enfoco en la representacion de las diferencias de comportamiento y costumbres de los europeos especialmente la ilustracion de barcos occidentales y objetos inusuales dentro de la cultura japonesa 40 Asimismo este genero se centro en el puerto de Nagasaki el cual fue el unico puerto abierto al comercio internacional despues de que se emitiese la politica de aislamiento nacional durante el regimen del Shogunato Tokugawa y por tanto era el conducto por el cual ingresaban las influencias artisticas chinas y europeas 41 El inicio de este genero pictorico coincidio con el establecimiento de la orden jesuita en Japon la cual tenia la intencion de catequizar a la poblacion Este hecho impulso la creacion de pinturas religiosas muchas de ellas basadas en obras occidentales existentes pero que en su mayoria fueron destruidas durante la persecucion de cristianos en Japon 42 Con el transcurso del tiempo florecerian la escuela Nagasaki y la escuela Maruyama Shijō las cuales combinaban las influencias chinas y occidentales con los elementos tradicionales de la cultura japonesa 43 Una tercera tendencia importante durante el periodo Edo fue el surgimiento del genero artistico Bunjinga pintura letrada tambien conocida como la Escuela Nanga Pintura del sur 44 Inicialmente el estilo se fundamento en la imitacion de las obras pertenecientes a los eruditos y aficionados pintores chinos de la dinastia Yuan cuyos trabajos conjuntamente con sus tecnicas artisticas habian sido exportados al Japon a mediados del siglo XVIII Posteriormente los artistas buninja modificaron considerablemente las tecnicas y la tematica de este genero artistico con el objetivo de crear una combinacion entre los estilos de pintura chino y japones Algunos artistas ejemplares del movimiento artistico buninja son Ike no Taiga Uragami Gyokudo Yosa Buson Tanomura Chikuden Tani Buncho y Yamamoto Baiitsu En el caso particular de Yosa Buson aparte de haber sido un pintor nanga tambien fue un poeta haiku que se distinguio en la elaboracion de pinturas con el proposito de que acompanasen sus composiciones poeticas en un estilo de pictorico conocido como haiga y que consistia en el uso de pinceladas simples en tonalidades monocromaticas 45 46 Debido a las politicas de austeridad fiscal y social impuestas por el Shogunato Tokugawa los elementos de lujo de este genero estuvieron limitados a los estratos superiores de la sociedad y no estaban disponibles o quizas prohibidos a las clases inferiores La gente comun desarrollo su propio estilo de arte denominado fuzokuga en el cual se representaban escenas de la vida diaria especialmente las costumbres de la gente ordinaria que incluian temas populares como el teatro kabuki las prostitutas y los paisajes 47 En el siglo XVI estas pinturas impulsaron la produccion parcialmente masiva de las impresiones xilograficas con planchas de madera o mejor conocidas como ukiyo e que fue uno de los elementos definitivos de mediados y finales del periodo Edo 48 nbsp Dios del Viento Dios del Trueno de Ogata Kōrin En esta pintura se muestra a los dioses del trueno izquierda y del viento derecha al inicio de un combate celestial Algunos artistas importantes de esta epoca fueron Honami Kōetsu 1558 1637 Tawaraya Sōtatsu m 1643 Kano Tanshin 1653 1718 Ogata Kōrin 1658 1716 Gion Nankai 1677 1751 Sakaki Hyakusen 1697 1752 Yanagisawa Kien 1704 1758 Yosa Buson 1716 1783 Ito Jakuchu 1716 1800 Ike no Taiga 1723 1776 Maruyama Ōkyo 1733 1795 Isoda Koryusai 1735 1790 Okada Beisanjin 1744 1820 Uragami Gyokudo 1745 1820 Matsumura Goshun 1752 1811 Kitagawa Utamaro 1753 1806 Katsushika Hokusai 1760 1849 Tani Buncho 1763 1840 Tanomura Chikuden 1777 1835 Yamamoto Baiitsu 1783 1856 Watanabe Kazan 1793 1841 Utagawa Hiroshige 1797 1858 Shibata Zeshin 1807 1891 Tomioka Tessai 1836 1924 Periodo Meiji editar nbsp Al lado del lago por Kuroda Seiki oleo sobre lienzo Tokio 49 Originalmente fue expuesto en la exhibicion Hakubai en 1897 y posteriormente en la Exposicion Internacional de Paris en 1900 50 Durante la Era Meiji Japon sufrio un tremendo cambio politico y social durante el proceso de campana de occidentalizacion y modernizacion dirigida por el nuevo gobierno Meiji El periodo Meiji estuvo marcado por la division del arte en los correspondientes estilos occidentales y estilos indigenas tradicionales 51 El estilo occidental de pintura llamado Yōga fue oficialmente promovido por el gobierno el cual envio a prometedores jovenes artistas a que realizasen sus estudios en el exterior y contrato artistas extranjeros para que estableciesen un curriculo de arte en las escuelas japonesas 52 53 Sin embargo despues de un favoritismo inicial por el estilo de arte occidental el pendulo se balanceo en direccion opuesta y hubo un movimiento dirigido por el critico de arte Okakura Kakuzō y por el educador Ernest Fenollosa que suscito el renacimiento y la apreciacion de los estilos artisticos tradicionales de Japon Nihonga 51 En 1880 el arte de estilo occidental fue prohibido en las exhibiciones oficiales y fue severamente criticado por los criticos Con el apoyo de Okakura y Fenollosa el estilo Nihonga evoluciono con varias influencias del movimiento europeo Prerrafaelita y del Romanticismo 54 Los pintores de estilo Yōga formaron el Meiji Bijutsukai Sociedad de Bellas Artes Meiji para mantener sus propias exhibiciones y promover un renovado interes por el arte occidental 55 En 1907 con el establecimiento del Bunten bajo el patrocinio del Ministerio de Educacion ambos grupos artisticos alcanzaron reconocimiento y lograron una coexistencia y hasta empezaron el proceso hacia una sintesis mutua 56 Algunos artistas del periodo Meiji incluyen los siguientes nbsp Acuarela sobre seda titulada Preludio de danza Noh 序の舞 Jo no mai 1936 por Uemura Shōen Kanō Hōgai 1828 1888 Hashimoto Gahō 1835 1908 Maekawa Bunrei 1838 1917 Kano Asen Takanobu 1845 1892 Yamamoto Hosui 1850 1906 Asai Chu 1856 1907 Harada Naojiro 1863 1899 Takeuchi Seihō 1864 1942 Kuroda Seiki 1866 1924 Fujishima Takeji 1867 1943 Yokoyama Taikan 1868 1958 Okada Saburosuke 1869 1939 Shimomura Kanzan 1873 1930 Kawai Gyokudō 1873 1957 Hishida Shunsō 1874 1911 Wada Eisaku 1874 1959 Uemura Shōen 1875 1949 Aoki Shigeru 1882 1911 Sakamoto Hanjiro 1882 1962 Periodo Taishō editar nbsp Paisaje por Kishida Ryusei En el periodo Taishō predomino el estilo Yōga sobre el genero Nihonga Despues de una larga estadia en Europa muchos artistas incluyendo Arishima Ikuma regresaron a Japon en este periodo trayendo consigo nuevas tecnicas del impresionismo y del postimpresionismo Las obras artisticas de Camille Pissarro Paul Cezanne y Pierre Auguste Renoir influyeron en las primeras pinturas de la era Taishō Sin embargo los artistas Yōga de esta epoca tuvieron una inclinacion por el eclecticismo y hubo una profusion de movimientos artisticos disidentes Estos incluian la sociedad Fusain Fyuzankai que enfatizaba los estilos del postimpresionismo en especial el fauvismo En 1914 surgio la Nikakai Sociedad de Segunda Division con el proposito de oponerse a la exhibicion Bunten patrocinada por el gobierno 52 La pintura durante el periodo Taishō fue ligeramente influida por otros movimientos contemporaneos europeos como el neoclasicismo y el postimpresionismo tardio Sin embargo de modo interesante el renaciente estilo Nihonga hacia finales de la epoca Taishō adopto ciertas tendencias del postimpresionismo La segunda generacion de artistas Nihonga formaron la Academia de Bellas Artes de Japon Nihon Bijustsuin para competir contra el Bunten que era promovido por el gobierno y a pesar de que las tradiciones yamato e continuaron prevaleciendo con fuerza el incremento en la utilizacion de los conceptos de perspectiva occidentales y las nociones europeas de luz y espacio comenzaron a debilitar las diferencias entre los estilos Nihonga y Yōga Algunos artistas importantes del periodo Taishō son Kaburaki Kiyokata 鏑木清方 1878 1972 Tomita Keisen 1879 1936 Imamura Shiro 1880 1916 Takehisa Yumeji 竹久夢二 1884 1934 Yorozu Tetsugoro 1885 1927 Kawabata Ryushi 1885 1966 Seison Maeda 1885 1977 Tsuchida Hakusen 1887 1936 Murakami Kagaku 1888 1939 Kishida Ryusei 1891 1929 Hayami Gyoshu 1894 1935 Itō Shinsui 伊東深水 1898 1972 Uemura Shoko 上村松篁 1902 2001 Periodo Shōwa editar La pintura japonesa a principios de la Era Shōwa estuvo ampliamente dominada por Yasurio Sotaro y Umehara Ryuzaburo quienes introdujeron los conceptos de arte puro y pintura abstracta a la tradicion Nihonga creando por consiguiente una version mas interpretativa de este genero Esta tendencia fue considerablemente desarrollada por Tsuguharu Foujita y la sociedad Nika para abarcar el surrealismo Asimismo para promover estas tendencias la asociacion de arte independiente Dokuritsu Bijutsu Kyokai fue establecida en 1931 Durante la Segunda Guerra Mundial los controles gubernamentales japoneses y la censura permitieron unicamente la expresion de temas patrioticos Muchos artistas fueron reclutados en el proyecto de propaganda politica del gobierno y se promovio la critica sin juicio emocional de sus trabajos En el periodo de postguerra se creo la Academia de Arte Japones 1937 promovida por el gobierno y la cual abarcaba los estilos Nihonga y Yōga Las exhibiciones patrocinadas por el gobierno habian cesado y se dio inicio a las exposiciones privadas como la Nitten que eran incluso de una mayor escala A pesar de que la Nitten fue en principio organizada por la Academia de Arte de Japon desde el ano 1958 empezo a ser administrada por una corporacion privada Entre los artistas mas importantes de la era Shōwa se encuentran Sotaro Yasui 1881 1955 Kobayashi Kokei 1883 1957 Yasuda Yukihiko 1884 1978 Tsuguharu Foujita 1886 1968 Umehara Ryuzaburo 1888 1986 Ogura Yuki 1895 2000 Kaii Higashiyama 1908 1999Periodo contemporaneo editar Despues de la Segunda Guerra Mundial los pintores caligrafos y grabadores prosperaron en las grandes ciudades particularmente en Tokio y pusieron su interes en los mecanismos de la vida urbana reflejado en las parpadeantes luces los colores neon y el paso frenetico de sus abstracciones Todos los ismos del mundo del arte de Nueva York y Paris fueron fervorosamente adoptados Despues de las abstracciones de los anos 1960 en los anos 1970 se volvio al realismo fuertemente favorecido por los movimientos de arte op y pop que fueron plasmados en las obras artisticas de Shinohara Ushio en los anos 1980 Muchos de los artistas destacados del vanguardismo trabajaban en Japon y en el extranjero siendo en muchos casos ganadores de premios internacionales Estos artistas sentian que no habia nada japones en sus trabajos y que de hecho pertenecian a la escuela internacional A finales de los anos 1970 la busqueda de las cualidades japonesas y de un estilo nacional causo que muchos artistas revaluasen su ideologia artistica y diesen su espalda a lo que algunos consideraban como las superficiales formulas de occidente Las pinturas contemporaneas que seguian un estilo moderno comenzaron a ser realizadas mediante el uso deliberado de las formas recursos e ideologias tradicionales del arte japones Numerosos artistas mono ha se dedicaron a la pintura con el objetivo de capturar los matices tradicionales de la disposicion espacial la armonia del color y el lirismo Tambien se destaca en esta disciplina el artista argentino Miguel Kessel quien desarrolla sus actividades en el centro Okinawense de la ciudad de Buenos Aires Referencias editar Piper 2004 p 296 Piper 2004 p 293 Hall Brown y Yakamura 1999 p 93 94 a b c Barrett Marie Therese 1 de marzo de 2008 Traditional painting en ingles Japan Cultural Profile Consultado el 16 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda a b Hooker Richard 6 de junio de 1999 Early Japanese Visual Arts en ingles Washington State University Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2008 Consultado el 16 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Japanese art en ingles The Columbia Encyclopedia Sixth Edition 2008 Consultado el 16 de enero de 2009 LEAD Pieces of possibly oldest colored wall painting found at Horyuji en ingles Asian Economic News 13 de diciembre Archivado desde el original el 30 de junio de 2012 Consultado el 17 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Wada 2003 p 64 Ring Salkin y La Boda 1996 p 461 Hall Shively y McCullough 1999 p 410 Hyghe Francois Bernard julio de 1991 The kingdom of Silla and the treasures of Nara en ingles UNESCO Courier Consultado el 17 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Shoso in Imperial Repository en ingles Japan Cultural Profile 22 de septiembre de 2006 Consultado el 17 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda a b Ten Grotenhuis 1999 p 87 Department of Asian Art of the The Metropolitan Museum of Art octubre de 2002 Heian Period 794 1185 Heilbrunn Timeline of Art History en ingles The Metropolitan Museum of Art Consultado el 16 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Mostow Bryson y Graybill 2003 p 25 34 Hall Shively y McCullough 1999 p 409 410 Treat y Coburn 1981 p 112 115 Fabens Kelley 1931 p 80 Levine 2005 p 21 22 Brinker 1995 p 78 Collcutt Martin Zen Art in a Monastic Context en ingles Japan Society Archivado desde el original el 21 de agosto de 2008 Consultado el 18 de enero de 2009 a b Priest 1953 p 202 Yamamoto Hideo 2009 A Mysterious Painting Josetsu s Catching a Catfish with a Gourd en ingles Kyoto National Museum Archivado desde el original el 22 de mayo de 2014 Consultado el 18 de enero de 2009 Shubun en ingles Japanese Arts Consultado el 18 de enero de 2009 Ierardo Esteban Paisaje de las cuatro estaciones invierno otono verano primavera Temakel Archivado desde el original el 4 de marzo de 2009 Consultado el 18 de enero de 2009 Duffy 2003 p 246 Watanabe 2001 p 26 Leavens Ileana The Kano school and Momoyama shoguns an intimate dialogue in Authority en ingles Seattle Central Community College Archivado desde el original el 20 de julio de 2007 Consultado el 20 de enero de 2009 Hane 1991 p 120 122 Whitney Hall 1999 p 494 Brinkley y Kikuchi 1915 p 600 Daikakuji Temple en ingles 2006 Archivado desde el original el 4 de marzo de 2009 Consultado el 25 de enero de 2009 Noma Webb Takahashi 2003 p 289 Daikaku ji temple in Sagano en ingles Asano Noboru 2008 Consultado el 25 de enero de 2009 Yamamoto Hideo 2009 About the Fusuma Paintings from Obai in Temple en ingles Kyoto National Museum Archivado desde el original el 22 de mayo de 2014 Consultado el 25 de enero de 2009 Totman 1993 p 86 Kano Hiroyuki 13 de diciembre Scenes in and around the Capital en ingles Kyoto National Museum Archivado desde el original el 27 de abril de 2014 Consultado el 28 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto anoacceso ayuda La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Whitney Hall 1999 p 495 Department of Asian Art Metropolitan Museum of Art octubre de 2003 Rinpa Painting Style Heilbrunn Timeline of Art History en ingles The Metropolitan Museum of Art Consultado el 28 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Totman 1993 p 86 87 Moonan Wendy 21 de diciembre Japan s First Encounter With Westerners en ingles The New York Times Consultado el 28 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Deal 2007 p 293 Deal 2007 pag 295 Paine Soper y Waterhouse 1981 p 235 Deal 2007 p 294 Singer Ilana 24 de mayo de 2004 Japanese Brush Drawings from the Dubiner Collection en ingles Tikotin Museum of Japanese art Archivado desde el original el 22 de mayo de 2014 Consultado el 31 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Singer Ilana 2 de agosto Crazy Pictures en ingles Haifa Museums Archivado desde el original el 22 de mayo de 2014 Consultado el 31 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Kobayashi y Harbison 1997 p 65 66 Seiki Kuroda biografia del Padre de la Pintura Occidental en Japon Uchina 25 de octubre de 2007 Consultado el 21 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Lakeside Kuroda Memorial Hall Tokyo National Research Institute of Cultural Properties 1997 Consultado el 21 de enero de 2009 a b Fischer 1992 p 7 8 a b Larking Matt 15 de septiembre Independent brushstrokes Originality follows imitation in the history of Japanese oil painting en ingles The Japan Times Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2012 Consultado el 31 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Fischer 1992 p 3 Sullivan 1989 p 124 129 Stimson y Sholette 2007 p 48 Japan 1868 1945 en ingles Japan Cultural Profiles ProjectCultural Profile 9 de octubre Consultado el 31 de enero de 2009 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Bibliografia editarBrinker Helmut 1995 O Zen na Arte da Pintura Editora Pensamento ISBN 85 315 0731 6 Brinkley Frank y Dairoku Kikuchi 1915 A history of the Japanese people from the earliest times to the end of the Meiji era Nueva York Encyclopaedia Britannica OCLC 413099 Deal William 2007 Handbook to life in medieval and early modern Japan Nueva York Oxford University Press ISBN 978 0 19 533126 4 Duffy Jean 2003 Signs and designs art and architecture in the work of Michel Butor Liverpool Liverpool University Press ISBN 0 85323 778 6 Fabens Kelley Charles 1931 A Kamakura Buddhist Triptych Bulletin of the Art Institute of Chicago 25 6 80 82 ISSN 1935 6595 Fischer Felice 1992 Meiji Painting from the Fenollosa Collection Philadelphia Museum of Art Bulletin 88 375 1 23 ISSN 0031 7314 Kobayashi Tadashi y Mark Harbison 1997 Ukiyo e an introduction to Japanese woodblock prints Nueva York Kodansha America ISBN 4 7700 2182 8 Hall John Delmer Brown y Kozo Yamamura 1999 The Cambridge history of Japan Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 22352 0 Hall John William McCullough y Donald Shively 1999 The Cambridge history of Japan Vol 2 Heian Japan Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 22353 9 Hane Mikiso 1991 Premodern Japan A historical survey Boulder Westview Press ISBN 0 8133 8066 9 Levine Gregory 2005 Daitokuji The visual cultures of a Zen monastery Seattle University of Washington Press ISBN 0 295 98540 2 Mostow Joshua Norman Bryson y Maribeth Graybill 2003 Gender and power in the Japanese visual field Honolulu University of Hawaiʻi Press ISBN 0 8248 2572 1 Noma Seiroku Glenn Webb y Bin Takahashi 2003 The arts of Japan Nueva York Kondansha International ISBN 4 7700 2977 2 Paine Robert AlexanderSoper y David Waterhouse 1981 The art and architecture of Japan New Haven Yale University Press ISBN 0 300 05333 9 Piper David 2004 The illustrated history of art Londres Bounty Books ISBN 0 7537 0908 2 Priest Alan 1953 A Note on Japanese Painting The Metropolitan Museum of Art Bulletin 11 8 201 202 ISSN 0026 1521 Ring Trudy Robert Salkin y Sharon La Boda 1996 International dictionary of historic places Chicago Fitzroy Dearborn Publishers ISBN 1 884964 05 2 Stimson Blake y Gregory Sholette 2007 Collectivism After Modernism Minneapolis University of Minnesota Press ISBN 978 0 8166 4461 2 Sullivan Michael 1989 The meeting of Eastern and Western art Berkeley University of California Press ISBN 0 520 05902 6 Totman Conrad 1993 Early modern Japan Berkeley University of California Press OCLC 63180023 Ten Grotenhuis Elizabeth 1999 Japanese mandalas representations of sacred geography Honolulu University of Hawai i Press ISBN 0 8248 2000 2 Treat Robert y Alexander Coburn 1981 The art and architecture of Japan New Haven Yale University Press ISBN 0 300 05333 9 Wada Stephanie 2003 Discovering the arts of Japan a historical overview Tokio Kodansha International ISBN 4 7700 2939 X Watanabe Hiroshi 2001 The architecture of Tōkyō an architectural history in 571 individual presentations Stuttgart Axel Menges ISBN 3 930698 93 5 Whitney Hall John 1999 The Cambridge history of Japan Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 22352 0 Vease tambien editarArte del JaponEnlaces externos editar nbsp Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Pintura de Japon nbsp Datos Q1683295 nbsp Multimedia Paintings from Japan Q1683295 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Pintura de Japon amp oldid 157762305, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos