fbpx
Wikipedia

Renacimiento veneciano

El renacimiento veneciano es la declinación del arte del Renacimiento que se desarrolló en Venecia entre los siglos XV y XVI. El arte renacentista llegó al Veneto a través de la estancia de Donatello en la ciudad de Padua, de 1443 a 1453, y luego se difundió también en la pintura a través de Squarcione y de sus alumnos. Poco después, el nuevo estilo, con Giovanni Bellini llegó a Venecia (tradicionalmente vinculada a la cultura gótica tardía); luego un arte ya veneciano fue revolucionado por Giorgione y, a principios del siglo XVI, por Tiziano; esa época finalizó con Veronese y Tintoretto, que falleció en 1594 y que marcó el paso hacia el manierismo. La influencia del arte veneciano no cesó con el fin del Renacimiento y persistió a través de los críticos de arte y de las obras de artistas que proliferaron por toda Europa hasta el siglo XIX.[1]

El Renacimiento veneciano tiene características propias que lo distinguen de otros centros del Renacimiento italiano. La República de Venecia, geográficamente, era muy distinta de las diversas ciudades-estado del momento debido a su ubicación en una laguna que aislaba a la ciudad política, económica y culturalmente. Además, otros factores influyeron: su propio y vasto imperio comercial, la persistente herencia bizantina y la existencia de una estructura política y social capaz de integrar a los extranjeros.[2]

Aunque ya antes de 1500 había comenzado un largo declive del poder político y económico de la República, Venecia seguía siendo hasta ese momento «la ciudad italiana más rica, poderosa y poblada».[3]​ Controlaba importantes territorios del continente, conocidos como terraferma, que comprendían varias pequeñas ciudades donde operaban artistas de la escuela veneciana, en particular en Padua, Brescia y Verona. Los territorios de la República también incluían la Istria y Dalmacia y las islas de la costa croata, que también participaban en las creaciones de la escuela veneciana. Los grandes pintores venecianos del siglo XVI rara vez fueron de la misma ciudad, y algunos trabajaron principalmente en otros territorios de la República, o incluso fuera.[3]

Aunque no haya sido un centro importante del humanismo renacentista, Venecia fue el centro de publicación de libros en Italia; las ediciones venecianas se distribuíann por toda Europa. Aldo Manucio fue el impresor/editor más importante, pero no estaba aislado.

Especificidades venecianas

El arte y la arquitectura en Venecia se caracterizan por una especificidad llamada venezianità, los artistas y artesanos venecianos han creado un arte cuyas características formales se distinguen inmediatamente de las de otras ciudades italianas: riqueza cromática, importancia dada a los motivos y a las superficies, a la luz, al detalle de circunstancia, gusto por el pastiche y conservadurismo. Cuatro factores significativos explican esta particularidad: una situación geográfica propicia, un vasto imperio comercial, una herencia bizantina persistente y una estructura política y social coherente capaz de integrar a los extranjeros.[2]

Situación geográfica

Completamente separada de tierra firme hasta medidado el siglo XIX, Venecia es accesible solo por mar y se revela de inicio, visualmente, como una panorámica. La ciudad está formada por pequeñas islas unidas entre sí por puentes que salvan estrechos canales. No tiene murallas, a excepción de las dos fortalezas que cierran el puerto. La seguridad de la que favorece la eclosión y el desarrollo durable de una rica tradición artística.[2]

Venecia es la única ciudad importante de Italia que no se construyó sobre fundaciones antiguas. A finales de la Edad Media, una tradición afirmaba que las islas habían sido ocupadas por un grupo de nobles troyanos llegados tras la caída de Troya. La ciudad sería por tanto, según este mito, más antigua que Roma y, por tanto, superior a ella. Otra leyenda sitúa su fundación oficial en 421, el día de la fiesta de la Anunciación cuando se coloca la piedra angular de la iglesia del Rialto, testimonio de sus ancestrales orígenes cristianos. Durante el Renacimiento, la participación artística de Venecia en la renovación de la Antigüedad se caracterizó por un enfoque romántico y nostálgico derivado de esa doble herencia mítica.[2]

Una iglesia parroquial rodeada de casas y comercios se encuentra en el centro de la mayoría de las islas que la forman, cada isla es autónoma, los transportes se hacen por embarcaciones. Los puentes conectan las calles principales, atravesando los canales, a veces tomando ángulos singulares. La asimetría es omnipresente, ya sea en el laberinto de calles, en la planta de los edificios o en las fachadas de los palacios de estilo «gótico». La plaza de San Marcos ella misma es trapezoidal. La forma de la ciudad está determinada por el depósito de las mareas ascendentes y descendentes que dibujan el patrón irregular. El gusto por la composición asimétrica, presente en la pintura veneciana durante todo el Renacimiento, es una emanación de ese entorno físico inmediato.[2]

El acercamiento veneciano al color pudo haber tenido sus fuentes en los canales de la ciudad y en la extensión de la laguna, al producir la luz en la superficie del agua efectos cromáticos particulares, diferentes en cada momento del día.[2]

Imperio comercial

Las actividades comerciales de Venecia le permitieronn establecer relaciones comerciales con el mundo islámico. Al final del siglo XII, Venecia disponía de asentamientos permanentes en muchas de las islas del mar Egeo. Después de 1204 y de la culminación de la Cuarta Cruzada, la basílica de San Marcos, considerada como la capilla del dogo, se convirtió a la vez en el escaparate de los premios de guerra y en el relicario de los tesoros espirituales, los más visibles de ellos llegados de Constantinopla como la cuádriga de bronce colocada sobre el portal principal en la plaza.[2]

Venecia jugó, a diferencia de otras repúblicas marítimas, el papel de almacén principal y de tienda del mundo entero. Los venecianos, incluso aquellos que nunca abandonaban la laguna, tenían acceso a una amplia variedad de alimentos, tanto ordinarios como exóticos. La mayoría de esos productos llegaban a Venecia para ser reenviados. El ojo veneciano era de hecho experimentado y agudo en materia de color, de materiales y de motivos; sabía apreciar la complejidad visual del ensamblaje reuniendo fragmentos dispares, como testimonian los bajorrelieves que adornan las fachadas de los palacios y que están dispuestos sin preocuparse por la integración en un todo coherente. Los artesanos venecianos también fueron maestros en el arte de la copia de toda suerte de objetos y daban muestra de una gran habilidad cuando hacía falta adaptar una invención a un uso moderno.[2]

Paradigma bizantino

 
Paolo Veneziano, Políptico de Santa Chiara

El oro es omnipresente en la basílica de San Marcos, las teselas de vidrio de los mosaicos tienen un color que varía con los cambios de luz. El enfoque cromático de los pintores venecianos del Renacimiento proviene en particular de los colores vivos y de los tintes orquestados y unidos en el mismo tono cálido que se encuentra allí. También retoman el sentido de la construcción de la superficie: de cerca, el ojo ve en el mosaico trozos distintos de un solo color; a distancia, el pensamiento funde esos trozos en una superficie única.[2]

Los artistas del Renacimiento restauraron ciertas piezas de mosaico o crearon otras nuevas a partir de sus dibujos. Paolo Veneziano (ca. 1290-1358/1362) introdujo, con el Políptico de Santa Chiara, el tipo de políptico que se convertirá en norma en Venecia, combinando elementos góticos y bizantinos en una síntesis nueva. Utilizó una técnica de miniaturista basada en una cuidadosa observación de los detalles íntimos. Los lujosos tejidos que llevan las figuras sagradas son un testimonio indirecto del comercio con el Lejano Oriente. Los colores resplandecientes son utilizados a la manera veneciana, con reserva y sutileza. Son transformados en una rica armonía cromática gracias a las virtudes unificadoras del fondo dorado.[2]

Durante el Quattrocento, los valores ornamentales de los mosaicos de San Marcos aún atraían a los artistas que los reinterpretaban para satisfacer a las nuevas exigencias del naturalismo. Pocos artistas continuaban utilizando pan de oro para los fondos de sus retablos. Gentile Bellini, por su técnica, buscó reproducir en su pintura al óleo las propiedades luminosas de las teselas de vidrio. Consiguió dar la impresión de un resplandor interior, de una luz que parece exhalar desde las profundidades del cuadro, imprimando el lienzo o el panel que revistió de blanco. Como Bellini, Tiziano a veces utilizó barniz para conseguir transparencia y luminosidad, pero sobre todo, la superficie de textura irregular se va a convertir en una de las características de la escuela veneciana. La pintura al óleo se aplicaba con un pincel o se extendía en pequeños puntos dejando visible el lienzo que está groseramente tejido. La materialidad no disimulada del lienzo y de la pintura recuerda la naturaleza tangible del mosaico.[2]

Los artistas renacentistas consideraban la textura, los colores y las cualidades de los mosaicos de San Marcos como modelos esenciales de composición. Descubrían en ellos un acercamiento sutil al color, lecciones de técnica artística, modelos de composición, el respeto por la superficie y una manera de percibir y de representar la luz como un pujante agente de revelación de la forma.[2]

Estructura social

 
Basílica de San Marcos, cúpula de Pentecostés

Venecia siempre ha sido una ciudad de inmigrantes donde han estado representadas todas las regiones de Italia y de la zona del Adriático. Testimonian esto las parejas de personajes ubicadas en la base de la cúpula del Pentecostés de la basílica de San Marcos están personalizadas por el vestuario, el rostro, la piel y el color del cabello de diferentes regiones del mundo, precisiones específicas de Venecia. A finales del Quattrocento, la actividad comercial y la inmigración ligada al avance hacia el oeste del Imperio turco crearon allí una de las poblaciones más heterogéneas de Europa lo que contribuyó al carácter cosmopolita de la cultura veneciana.[2]

La organización social de la República tenía un impacto significativo en los encargos artísticos. Se fomentaba fuertemente el consenso y se frenaba la glorificación individual, en particular de los practicantes y de los cittadini para evitar los celos y una competencia poco fraternal. Solo las capillas y los palacios familiares todavía se ajustaban a los modelos preexistentes. El sentido de participación en una empresa común animaba a la población. Esta era una de las razones por las que los encargos procedentes del gobierno y de las scuole fuesen más importantes que en otros lugares. El compromiso con el orden establecido también acentuó el lugar que se le concedía a la tradición artística. Si las estructuras fueron establecidas por la cultura comercial de los practicantes, los artesanos y los artistas fueron los autores del cambio estético, insertando el presente en el pasado en un palimpsesto en constante evolución.[2]

Política artística

Desde muy pronto, la República de Venecia organizó política y económicamente las profesiones artísticas puestas al servicio oficial del Estado. Comprendiendo la importancia que tenía la pintura como medio para formular la cultura y la ideología de la ciudad en imágenes eficaces, Venecia instituyó el cargo de «pintor oficial de la República», el Pittore di Stato desde los primeros años del Trecento, así como también existía un «Arquitecto de Estado» y un «Escultor de Estado». En la época del dogo Dandolo, el pintor oficial era Paolo Venziano, actor importante en la definición del estilo veneciano del Trecento. En 1483, Giovanni Bellini es citado en documentos oficiales como Pictor nostri Domini, reemplazando a su hermano Gentile, que había sido enviado oficialmente a Constantinopla para pintar el retrato del sultán Mehmed II.[4]

El título de «pintor oficial» comprendía ventajas económicas considerables como una anualidad fija y la exención de impuestos debidos a la corporación, pero comportaba cargas precisas que confirmaban el carácter «político» de ese cargo: el pintor o su estudio debían realizar el retrato del dogo electo que luego se colocaba en varios lugares importantes de la ciudad y de su territorio; debía realizar la «tabla votiva» de la elección, en la que san Marcos presentaba a la Virgen al nuevo representante de la comunidad; y finalmente debía ejecutar el escudo con las armas de la familia del dogo y el «frente del altar» en tapicería que el nuevo dogo debía ofrecer a la basílica de San Marcos.[4]

La continuidad de la escuela veneciana, donde el pintor participaba estrechamente en la vida colectiva de la República, estaba asegurada por este uso oficial y obligatorio de la imagen pintada en las grandes circunstancias políticas de la vida y de la ciudad. Esta estructura garantizaba el arraigo del «arte en la ciudad», una relación viva que vinculaba al artista con el sentimiento colectivo de la comunidad, y permitió a la escuela veneciana realizar, en pocos años, la mutación decisiva que le hizo tomar distancia con la tradición bizantina que la caracterizaba hasta entonces.[4]

Primer Renacimiento en Venecia

Contexto histórico del primer Renacimiento

Primera mitad del siglo XV

 
Mapa político de la región en 1402, que refleja el pequeño territorio continental que dominaba la República de Venecia
 
Andrea del Castagno, Dormitio Virginis et Visitation, basílica de San Marcos (1443)

Después de la crisis económica de finales de la Edad Media, las familias venecianas cautelosamente buscaron obtener formas de ingresos más seguras que el comercio, como las rentas de la tierra. La República comenzó entonces, un punto de inflexión histórico sin precedentes, a expandirse hacia el interior, una región salpicada de ciudades con un notable desarrollo cultural, dominadas por señores locales. Inicialmente, conquistó tierras hacia los Alpes y en las llanuras entre los ríos Adigio y Po hasta llegar a la frontera con el ducado de Milán, donde los enfrentamientos con los Visconti fueron numerosos. Pronto la región quedó bajo el dominio de los venecianos o de los milaneses. En 1405 Venecia ya poseía las ciudades de Verona, Padua y casi todo el Véneto. En los mares, su principal rival seguía siendo la República de Génova contra la que Venecia libró cuatro guerras.[5]

A principios del siglo XV, el Véneto era una de las regiones italianas donde el estilo gótico internacional tenía más vitalidad, que en Venecia también se había insertado en la cultura bizantina. Las estancias repetidas de artistas como Gentile da Fabriano, Pisanello y Michelino da Besozzo dan testimonio de la vitalidad de ese estilo. Sin embargo, ya en la década de 1430 las ciudades venecianas, en particular Venecia y Padua, inauguraron una serie de intercambios con Florencia y la Toscana, que llevaron algunas innovaciones en el arte renacentista temprano a través de la estancia de importantes artistas como Andrea del Castagno, Paolo Uccello y Filippo Lippi. Después de todo, el humanismo paduano, que había florecido alrededor de su Universidad, ya tenía una larga tradición que había comenzado con la estadía de Francesco Petrarca, con un ambiente lleno de eruditos y anticuarios que intentaban reconstruir el mundo clásico a través del estudio de hallazgos antiguos.

Después de que Donatello permaneciera en Padua entre 1443 y 1453, las novedades del Renacimiento se transmitieron por todo el Véneto. En el siglo XVI, Venecia estaba en el apogeo de su poder económico, centro del tráfico y el comercio en toda Europa, lugar de encuentro entre el cristianismo, Levante y Oriente. Hasta que las rutas comerciales del Atlántico y la competencia de los armadores británicos y neerlandeses en el Mediterráneo la remplazaron, Venecia fue también el principal punto de conexión con el norte de Europa del comercio de mercancías preciosas del Este. Entre los siglos XV y XVI la red de relaciones con Flandes y el sur de Alemania fue densa, y entre esas relaciones tuvieron especial relevancia las artísticas. Destacan los viajes de Alberto Durero. Su papel fue doble: agente del movimiento renacentista en su propia tierra germánica e influyente en particular del arte del retrato en Véneto. A partir de 1400 ese diálogo se profundizó y se enriqueció con intervenciones artísticas no solo de la zona nórdica, sino también de la Toscana. Otro factor que impulsó el movimiento artístico fue el desarrollo de la edición en Venecia. Venecia era una ciudad próspera con un gobierno estable y pronto se convirtió en un importante centro de publicaciones.

En pintura, escultura y arquitectura, los motivos del gótico tardío se entremezclaban con el sustrato bizantino: las sutilezas lineales y cromáticas del gótico permanecían muy próximas a las suntuosas abstracciones que eran el sello de Oriente. Los principales logros de la época fueron la basílica de San Marcos y el palacio Ducal[Ve. 1]​ donde se impuso un estilo arquitectónico «veneciano» verdaderamente propio, liberado de las modas europeas del momento, con decoraciones muy ricas, ritmos calados y claroscuros de encajes de piedra, que se retomará durante los siguientes siglos.[Ve. 2]​ Los pintores más importantes de la época, como los ya citados Fabriano, Pisanello y quizás Besozzo, trabajaron en la decoración del palacio de los dogos entre 1409 y 1414. Hoy en día, casi todas sus obras están perdidas.

Los artistas «corteses» fueron apoyados por una escuela local surgida desde el siglo XV con Paolo Veneziano y algunos artistas florentinos que trabajaban en la construcción de la basílica de San Marcos y en las otras iglesias de la década de 1420, entre ellos Paolo Uccello, que residió en la ciudad de 1425 a 1430, y Andrea del Castagno (1442-1443). Sin embargo, no inspiraron a los artistas locales y su ejemplo solo lo retomaron artistas de la vecina ciudad de Padua, como Andrea Mantegna, que ya había descubierto las innovaciones más vanguardistas gracias a su proximidad a Donatello.[Ve. 3]

Segunda mitad del siglo XV

En mitad del siglo XV, la expansión de la Serenísima en el continente se intensificó creciendo a expensas de ciudades que eran independientes de Venecia y de la actual Lombardía oriental, como Padua, Vicenza y Verona. Eso le permitió compensar en parte sus pérdidas en el extranjero causadas por los otomanos, pérdidas que no afectaron en ese momento al dominio veneciano sobre los mercados del Este: la ciudad permaneció durante mucho tiempo como el entorno donde convergían los tráficos del Norte y del Este, con encuentros e intercambios a todos los niveles. La abundancia económica aseguraba importantes encargos artísticos, tanto a nivel comunitario como privado, con la aparición de las primeras colecciones ilustradas y abiertas a novedades, incluidas las flamencas.[Ve. 3]​ A lo largo del Gran Canal florecían los mercados y los almacenes extranjeros.[6]

La especificidad y el aislamiento cultural de Venecia comenzaron a desvanecerse durante esos años, ya que la ciudad se convirtió en parte del escenario italiano, fomentando las relaciones más estrechas y continuas con las otras regiones de la península. Los jóvenes patricios venecianos apreciaban las novedades culturales y estudiarán en la Universidad de Padua, en la escuela de lógica y de filosofía del Rialto y en la de la cancillería de San Marcos, que estaba floreciendo particularmente en mitad del siglo XV.[6]

El humanismo veneciano se reveló sustancialmente diferente al de Florencia, con un carácter más concreto. Se interesaban por los textos políticos y científicos de Aristóteles y de Plinio el Viejo en particular, más que en los textos literarios, a diferencia del humanismo toscano. El Renacimiento llegó a Venecia principalmente a través de Lombardía, para la arquitectura y la escultura, y vía Padua, para la pintura.[Ve. 4]​ El progreso científico también fue importante allí, culminando con la publicación de la Summa de Arithmetica, Geometria et Proportionalità de Luca Pacioli (1494), llamado a la Serenissima poco después de 1470 para enseñar matemáticas.

Pintura

Venecia, donde aún reinaba el esplendor bizantino y persistía la cultura figurativa del gótico florido, adoptó tardíamente el estilo pictórico del Renacimiento. Inicialmente se desarrolló una reacción de defensa, incluso de sospecha, frente a los nuevos estilo, con cierto rechazo de lo antiguo como modelo exclusivo y la ausencia, propia de la pintura veneciana, de temas mitológicos y de alegorías clásicas. La evolución de la pintura veneciana se aceleró a partir de la décad de 1460 cuando los Bellini tomaron conciencia de la necesidad de una reforma. El movimiento se amplificó con los encargos del gobierno de la Serenissima de grandes pinturas a los talleres.[7][8]

Los pintores venecianos rara vez se alejaron de su ciudad, mientras que fueron muchos los artistas de otros países invitados a Venecia, donde sus obras eran admiradas y estudiadas. La decoración de carácter sagrado permanecía en el corazón de la producción, mientras que los teleri, las telas de grandes dimensiones, eran prerrogativa de las poderosas scuole (cofradías). La devoción privada también dio lugar al encargo de pequeños pinturas sobre madera, fuesen retratos o temas religiosos.[8]

En pintura, los contactos con el Renacimiento paduano aumentaron y fueron más fructíferos que los de Florencia. A mediados del siglo, los muraneses Giovanni d'Alemagna y Antonio Vivarini trabajaron junto a Andrea Mantegna en la capilla Ovetari; El propio Mantegna visitó Venecia, donde se casó en 1453 con Nicolosia, una veneciana hija de Jacopo Bellini. Grandes squarcioneschi como Carlo Crivelli, Marco Zoppo y Cosmè Tura residían en la ciudad donde algunos de ellos dirigieron sus tiendas durante un tiempo.[Ve. 4]

Taller de los Vivarini

 
Antonio Vivarini y Giovanni d'Alemagna, Tríptico de la Academia (1446)
 
Bartolomeo Vivarini, Virgen y el niño rodeados de santos (1465)

El taller de los Vivarini, ubicado en Murano, fue creado por Antonio Vivarini (ca. 1402 - ca. 1484) quien probó las novedades de la época de forma intermitente y que trabajó frecuentemente con su cuñado Giovanni d'Alemagna. Su hermano menor Bartolomeo (ca. 1432-1499), que residía en Padua, tomó el giro mantegnesco asimilando la novedad con entusiasmo, pero también mostrando ciertas límitaciones, como revela el Políptico de Ca 'Morosini (1464), de personajes sólidos y línea seca, con una atención fijada en la anatomía y en los cortinajes, así como en los perfiles exacerbados, pero en el que falta una coherencia constructiva perceptible en las diferentes proporciones entre la Virgen, en el centro, y los santos, en los lados, y en la ausencia de unidad espacial de los fondos.[Ve. 4]​ Bartolomeo Vivarini concibió en 1465 la primera Sacra conversazione de la pintura veneciana, La Virgen y el Niño Rodeados de Santos, en la que las figuras se dispusieron por primera vez en un único espacio claramente definido. Sin embargo, el panel aún conservó su sintaxis de inspiración gótica.[8]

El hijo de Antonio, Alvise (c. 1446-1503), asimiló los preceptos de Antonello da Messina suavizando las linealidades paduanas, pero fue incapaz de igualar su magia luminista. La Sacra conversazione de 1480, es un ejemplo de ello con una luz fría y de colores brillantes, en particular gracias a los esmaltes que realzan los contornos. Los compromisos entre innovación y tradición de los Vivarini —que se esforzaban por defender la transmisión de una memoria visual que respondía a las expectativas de una clientela apegada a las formas tradicionales más arcaicas, con el encargo de obras de devoción[8]​— les permitieron una amplia difusión, en particular en las zonas menos cultivadas y en las pequeñas ciudades de provincia del interior.


Antonello da Messina

 
Antonello da Messina, Retablo de San Cassiano

Las líneas duras y forzadas de Mantegna se olvidaron pronto, con un mayor uso del color y una técnica más suave, gracias a una asimilación de las enseñanzas de Piero della Francesca, de los flamencos y, a principios de la década de 1470, de Antonello da Messina (ca. 1430-1479). El pintor siciliano residió en Venecia desde 1474 hasta 1476, pero no se descarta que tuviera la oportunidad de conocer a Bellini unos años antes en el centro de Italia. Se encuentra su influencia en la producción de Giovanni Bellini, como en el Retablo de Pesaro (1475-1485), donde utilizó como fondo una apertura sobre un paisaje que parece extraordinariamente vivo, empleado no como un simple telón de fondo, sino como una presencia donde el aire y la luz se mezclan. El dominio de la perspectiva y la monumentalidad de los personajes también contribuyeron a la perfecta armonía entre arquitectura, personajes y paisaje.[Ve. 5]

El uso de la pintura al óleo, técnica flamenca que los italianos conocían poco o mal, y que él difundió en Venecia, le permitió mezclar lo cercano y lo lejano mediante efectos luminosos específicos. Esa introducción de la técnica del aceite jugó un papel importante en la definición de la escuela veneciana, cuyo florecimiento siguió a su llegada.[9]

Antonello desarrolló entonces un estilo singular que se sitúaba entre la tradición del norte de Europa, hecha de un uso particular de la luz gracias al uso de la pintura al óleo, y la escuela italiana, con personajes monumentales insertados en un espacio construido racionalmente, como en el Retablo de San Cassiano (1475-1476), que marcó una verdadera frontera entre la antigua y la nueva cultura veneciana. Los santos fueron dispuestos en él uno al lado del otro, en un semicírculo alrededor del trono de la Virgen, lo que le dio un aliento monumental mayor al conjunto, pero la luz dorada que impregnaba a los personajes fue igualmente innovadora. El virtuosismo de la perspectiva y las sutilezas ópticas flamencas se combinaron aquí con la geometría de los volúmenes.[Ve. 5]

Taller de los Bellini

Jacopo Bellini
 
Jacopo Bellini, El banquete de Herodes (ca. 1450)

Los clientes más refinados se dirigían primero al taller de Jacopo Bellini (ca. 1400-1470) que dio el giro al Renacimiento a partir de mediados de siglo, aplicando la perspectiva a una serie de vistas fantásticas recogidas de los álbumes de modelos. Había sido alumno de Gentile da Fabriano en Florencia en 1423,[7]​ pero también pudo descubrir esas novedades en Ferrara, donde quizá conociese a Leon Battista Alberti por intermedio de Masolino, o más probablemente en Padua, donde los pintores locales ya habían asimilado las lecciones de Donatello. Después de leer la obra Della Pittura de Alberti sintió una auténtica fascinación por la arquitectura y manifestó un gusto cierto por las decoraciones antiguas y por la investigación, como muestran los dos cuadernos de dibujo que dejó, conservados en el Louvre y en el Museo Británico. Pintó en 1453/1465 uno de los primeros ciclos sobre lienzo para la iglesia de San Giovanni Evangelista, Storie di Gesù e di Maria, donde situó las escenas sagradas sobre fondos arquitectónicos, construidos según las leyes de perspectiva albertina, que se inscriben en un entramado renacentista que se abre, ya no sobre el habitual fondo ricamente decorado, sino sobre un paisaje.[7]

Gentile Bellini
 
Gentile Bellini, Procesión de la plaza San Marcos (1496)

El verdadero giro hacia la pintura renacentista, sin embargo, fue protagonizado por dos hijos de Jacopo, Gentile (1429-1507) y Giovanni (ca. 1433-1516) que, aunque de diferentes maneras, retomaron y explotaron plenamente el ejemplo de Andrea Mantegna, su cuñado, y, después de 1474, de Antonello da Messina. Este punto de inflexión se remonta a la década de 1480, cuando los Bellini recibieron el encargo de rehacer la decoración de la sala del Gran Consejo del palacio de los Dogos, conjunto que en principio pedía la técnica del fresco. Este se utilizaba poco en Venecia, los pigmentos tenían dificultad para fijarse correctamente en los revestimientos de las paredes debido a la humedad permanente de la laguna. Además, la importante industria veneciana de la vela permitía a los pintores encontrar fácilmente un soporte textil, así como una técnica que les permitía coser las grandes piezas de lienzo para las escenas narrativas de importante tamaño. La pintura veneciana pudo evolucionar gracias a la conjunción del óleo como medio y al lienzo como soporte.[10]

Gentile Bellini pintó principalmente teleri, grandes lienzos[11]​ que decoraban los edificios públicos y las scuole, las poderosas cofradías venecianas que reunían a los ciudadanos que ejercían la misma profesión o pertenecían a la misma comunidad extranjera.[12]​ Su pintura permaneció ligada al gusto por lo feérico y por el gótico tardío, y estaba desprovista de espacialidad. En la Procesión en la plaza de San Marcos (1496), el centro no estaba definido y la perspectiva solo se utilizó en determinadas partes. La mirada se encuentra así vagando entre los diferentes grupos de personajes y los monumentos del fondo. La atención del artista se centró principalmente en la narración oportuna del evento, con personajes lo suficientemente grandes como para permitirle realizar retratos precisos y detenerse en la descripción de gestos y de disfraces. Su análisis objetivo y cuasi cristalizado lo convirtió en un retratista muy cotizado, siendo incluso enviado a Constatinopla para representar al sultán Mehmed II.[Ve. 4]

Giovanni Bellini
 
Giovanni Bellini, Pietà de Brera (ca. 1455-1460)
 
Giovanni Bellini, panel central del Retablo de Pesaro (ca. 1475-1485)
 
Giovanni Bellini, Retablo de San Giobbe (1487)

Giovanni Bellini (ca. 1433-1516), otro hijo de Jacopo, fue el pintor veneciano más importante de su generación. Su estilo se liberó rápidamente del estilo gótico tardío gracias al precedente de Andrea Mantegna. Como sus compatriotas, admiraba la pintura flamenca por su realismo, su luz y su profundidad en perspectiva, aunque la herencia bizantina aún se percibe en sus primeras obras.[7]​ Destaca entre ellas La Transfiguración del Museo Correr, en la que la línea es seca e incisiva y el reflejo de los suelos es enfatizado en perspectiva por una visión «desde abajo» del grupo superior, que representa a Cristo entre los profetas. El énfasis puesto en la luz y en el color, que suavizan el paisaje y sumergen la escena milagrosa en una suave atmósfera vespertina, derivada de la pintura flamenca, la convierte en una obra original.[Ve. 6]​ Las actitudes de sus personajes son entonces cada vez más naturales y flexibles, en armonía con la filosofía del nuevo credo humanista.[7]

Al realismo a menudo crudo de Mantegna, Giovanni prefería la suavidad y una cromaticidad de transparencia luminosa que será su sello distintivo. Renovó la composición del cuadro de altar colocando a sus personajes en perspectivas precisas y abriendo el espacio a paisajes de gran frescura, y situando la escena piadosa en un mundo natural. Sus Vírgenes y sus santos tienen majestad y humildad, con gran dulzura de expresión, compasión o ternura en su tranquilidad meditativa o expectante.[7]​ En la Pietà de la Pinacoteca de Brera, los grafismos siguen presentes, especialmente en los cabellos pintados uno a uno o en la vena palpitante del brazo de Cristo, pero la luz se mezcla con los colores, suavizando la representación gracias a un uso particular de la témpera con trazos muy finos cercanos. El patetismo intenso del grupo remite a las pinturas de Rogier van der Weyden. El expediente de parapeto que corta las figuras en dos, acercándolas al espectador, todavía remite a los ejemplos flamencos.

En el cielo despejado, que se vuelve más brillante a medida que se acerca al horizonte como el amanecer, figuran grupos de querubines y de serafines, mientras la paloma del Espíritu Santo vuela en el centro. El paisaje parece extraordinariamente vivo: no una simple decoración, sino una presencia en la que el aire y la luz parecen circular libremente. A ello contribuyó el uso de pintura al óleo, que permitió mezclar lo cercano y lo lejano gracias a efectos especiales de luz.

A mediados de la década de 1470, la composición del retablo de la Coronación de la Virgen de Pesaro, un óleo sobre madera, constituyó una verdadera revolución: la representación, de un gran naturalismo, asocia acontecimiento natural, verdad histórica de la arquitectura, gestualidad sagrada y sobrenatural, rigurosa geometría del pavimento, con las figuras de los protagonistas inmersos en la luz y en el aire.[8]

Este concepto se desarrolló en El éxtasis de san Francisco (ca. 1480), donde el pintor sustituyó el tradicional crucifijo que envía los estigmas al santo por una luz divina, procedente de la parte superior izquierda del cuadro, que inunda a Francisco arrojando sombras profundas detrás de él. Francisco de Asís está representado en el centro, longilíneo y rodeado de naturaleza. La concepción de la relación entre el hombre y el paisaje se opone aquí en muchos aspectos a la del humanismo florentino: el hombre no es el centro del universo, sino una parte de él con la que vive en armonía. Expresa una permeabilidad entre el mundo humano y el mundo natural transmitida por el soplo divino que anima a los dos.[Ve. 7]

En 1487, con el Retablo de San Giobbe, Bellini firmó un cambio decisivo como reacción a la llegada de Antonello da Massina y a su Retablo de San Cassiano. Su «Sacra conversazione» ocupa un solo panel y donde en Piero della Francesca el ábside tenía un rigor matemático, filosófico y humanista, en Bellini, lo esencial será la amplitud de la construcción que glorifica a la Virgen gracias a un trono armonioso dominado por un mosaico veneto-bizantino. La distribución de los personajes, siempre simétrica, está sutilmente diferenciada y animada, en particular gracias a la aceleración hacia el centro inferior de los rojos y de los contrastes de colores. El grupo de ángeles da testimonio de la locura veneciana por la música y los conciertos, más que de la armonía propiamente celestial. Bellini fundó entonces un clasicismo digno del de los pintores de Umbría, en el que Giorgione profundizaría más tarde.[9]

Desde el final del siglo XV, la representación del paisaje en armonía con el hombre se convirtió en una característica esencial de la pintura veneciana que conoció un desarrollo constante hasta las primeras décadas del siglo siguiente. Bellini siguió siendo el protagonista de esa evolución, como se puede constatar en obras como La Transfiguración de Nápoles (1490-1495), visible en el museo de Capodimonte, donde se desarrolla la escena sagrada en una representación de la campiña veneciana, con una luz cálida e intensa.[Ve. 8]

Cima da Conegliano

 
Cima da Conegliano, San San Girolamo penitente nel deserto (1495) (Museo de Bellas Artes de Budapest)

Giovanni Battista Cima, conocido con el nombre de Cima da Conegliano (1459-1517), fue el principal discípulo de Bellini, artista igualmente sensible y original[Ve. 8]​ que se instaló en Venecia en 1486. Cima se dedicó a la pintura devocional de la que fue el indiscutible maestro a largo de la última década del siglo XV. Contribuyó entonces al inmenso éxito de dos temas ofrecidos a la devoción privada de los que él y su taller son considerados los mejores artesanos: la representación imbuida de humanidad y dulzura de la Virgen y el Niño, que le ofrecía la oportunidad de producir toda una serie de variaciones y de ejercicios sobre el tema de lo divino y lo humano; y el de San Jerónimo, más especialmente destinado a estudiosos y orientado a la meditación sobre la naturaleza del pecado.[8]​ En sus retablos, la disposición espacial está claramente definida, con personajes monumentales inmersos en una luz cristalina que acentúa un sentimiento generalizado de paz en unos paisajes en consonancia con la calma de las figuras que reflejan la «tranquilidad del alma».

Siguiendo a Antonello da Messina, de quien recibió la lección por intermediación de las pinturas de Alvise Vivarini y de la escultura de Tullio Lombardo, Cima adoptó un punto de vista rebajado donde el hombre gobierna el espacio y la pintura, y deviene la medida armónica de ese mismo espacio, en una descripción límpida de la realidad obtenida mediante un dibujo sólido y preciso. Explotó el brillo de la imprimación y profundizó en la técnica del vidriado, en busca de una concordancia de tonalidades que pretendían vincular el primer plano con el paisaje lejano.[8]

Cima tradujo en colores la cultura del proto-clasicismo que hasta entonces solo se había expresado en la escultura y la arquitectura, encarnando la adhesión de la pintura a la norma neohelénica de Tullio Lombardo. Durante su madurez, acentuó ciertas características de su arte, prestando atención al detalle monumental, introduciendo elementos figurativos en la decoración arquitectónica y haciendo más vivo el cuerpo humano a través de la intensidad de la mirada.[8]

Vittore Carpaccio

 
Carpaccio, La llegada de los embajadores ingleses (ca. 1495)
 
Carpaccio, Milagro de la Cruz en el Rialto (ca.1496)
 
Carpaccio, La visión de San Agustín (1502)

Un tipo particular de pintura narrativa se desarrollaba en Venecia al mismo tiempo, vinculado a los grandes ciclos del teleri, diferente al de otras ciudades italianas por la riqueza de elementos descriptivos y evocadores. Estaban destinados principalmente a decorar las paredes de las grandes estancias. Las telas estaban a menudo dispuestas como largos frisos para cubrir paredes enteras y su apogeo, con la elaboración de esquemas narrativos más originales, coincidió con la última década del siglo XV, cuando una decoración de este tipo fue encargada para la sala del Albergo de la Scuola Grande di San Marco, obra colectiva de varios artistas, como Gentile y Giovanni Bellini, para la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, también una obra de varias manos, y para la Scuola di Sant'Orsola, esta última obra firmada únicamente por Vittore Carpaccio (ca. 1465-1525/1526), un veneciano que ya se había distinguido en el Milagro de la Cruz de Rialto para la Scuola di San Giovanni.[Ve. 9]

Carpaccio creó inmensos lienzos con numerosos episodios donde, especialmente en su primer período, la representación primaba sobre la narrativa, siguiendo así el ejemplo de Gentile Bellini. En sus obras, la construcción de la perspectiva era rigurosa y la luz permitía conectar la proximidad muy cercana y la distancia extrema en una misma luz suave y dorada que da la sensación de que el aire circula en la atmósfera.[Ve. 10]

En La leyenda de Santa Úrsula, reunió varios episodios diferentes (como en La llegada de los embajadores ingleses, 1496-1498) que se suceden en un primer plano que se convierte así en un verdadero escenario. La figura del «juerguista», personaje en primer plano que mira al espectador, animando la representación, es también una de sus características, un recordatorio del carácter del narrador del teatro renacentista. Los fondos están ocupados por vistas muy amplias de ciudades, de mares y de campiñas, que son imaginarios pero que retoman elementos extraídos de la realidad, haciéndolos familiares a un ojo acostumbrado a ver Venecia y el interior veneciano.[Ve. 10]

En el ciclo destinado a la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni que diseñó íntegramente, el artista simplificó la estructura narrativa de los lienzos, centrándose cada vez en un único episodio, lo que subrayaba su poder evocador y fascinante. En la espectacular San Jorge y el Dragón (1502), los personajes se disponen en un arco dinámico que acentúa la violencia entre el santo y la criatura. Algunos detalles recuerdan el peligro que representa la bestia, como los restos macabros que ensucian el suelo, mientras que otros están relacionados con astucias de perspectiva, como la corta hilera de palmeras cerca de la ciudad, o el arco de rocas que enmarca un velero. En San Jerónimo y el león en el convento (1502), el pintor insiste en la descripción irónica de los hermanos que huyen al ver al animal, mientras que en los Funerales de San Jerónimo insiste en un entorno rural en el ambiente de meditación y tristeza. La obra maestra del artista es La Visión de San Agustín, donde el santo humanista está representado en su estudio lleno de libros y objetos propios del trabajo intelectual, con una suave difusión de luz que simboliza la aparición milagrosa de san Jerónimo al obispo de Hipona.

En los años siguientes, la producción de Carpaccio quedó anclada a los patrones del siglo XV. Fue incapaz de renovarse y adaptarse a las revoluciones decretadas por la siguiente generación de artistas venecianos, perdiendo el apoyo de los círculos más cultos y refinados de la ciudad, aunque su arte siguiera siendo profundamente «veneciano». La limitación histórica de Carpaccio radicó, fundamentalmente, en la finalidad misma que asignaba a la pintura: la imitación de la naturaleza que, a pesar del complejo significado que tomaba la expresión desde el Quattrocento, ya no podía ser suficiente para los artistas o para un ambiente culto que exigía de la pintura otro orden de revelaciones y placeres.[13]​ Después de dedicarse a la decoración de scuole menores, se retiró a la provincia donde su estilo, ya desfasado, aún encontraba admiradores.[Ve. 11]

Escultura

 
Tullio Lombardo, Baco y Ariadna, ca. 1505)

En la segunda mitad del siglo XV, los escultores activos en Venecia eran en su mayoría arquitectos o familiares de estos que participaban en sus obras y que se formaban en sus talleres. Ese era el caso, por ejemplo, de los dos hijos de Pietro Lombardo, Tullio (1455-1532) y Antonio (1458-1516), que recibieron encargos de grandiosos monumentos funerarios destinados a los dogos, de estatuas y de esculturas. La producción de esculturas del período no fue homogénea e iba desde el realismo vigoroso y expresivo de Antonio Rizzo (estatuas de Adán y de Eva en el Arco Foscari) hasta el clasicismo del mismo Tullio Lombardo (Baco y Ariadna, ca. 1505).[Ve. 12]

El taller de Tullio Lombardo recibió el encargo de varios monumentos funerarios de estado: el Monumento funerario del dogo Pietro Mocenigo (c. 1477-1480) presenta una serie de estatuas y relieves que hacen referencia al «capitán del mar» para celebrar su victoria, aunque modesta, contra los otomanos en el mar Egeo. El monumento se erige como un triunfo, recordando algunos mitos simbólicos de la antigüedad, como los trabajos de Hércules.

El Monumento funerario del dogo Andrea Vendramin (1493-1499), cuya estructura arquitectónica se inspiró en el arco de Constantino, fue ampliamente copiado en los años siguientes. El difunto está representado en el centro, acostado sobre el sarcófago decorado con personificaciones helenísticas de la Virtud. En el luneto, el dogo está representado en un bajorrelieve mientras adora a la Virgen que parece una diosa de la antigüedad clásica. El pedestal, donde hay una elegante inscripción en caracteres lapidarios romanos, es rico en relieves simbólicos en un estilo que imita a la antigüedad, incluso aunque representen figuras bíblicas como Judith. Originalmente, las estatuas antiguas se encontraban en los nichos laterales —ahora en el Bode-Museum (Paggi reggiscud), el Museo Metropolitano (Adan) y en el Palazzo Vendramin Calergi (Eva)—, reemplazadas siglos después por las obras de otros artistas.[Ve. 12]

Alto Renacimiento en Venecia

 
Mapa político de la región en 1494, que muestra el avance continental de la República de Venecia

Contexto del Alto Renacimiento

A principios del siglo XVI, Venecia controlaba un territorio dividido entre los Domini di Terraferma, del Adda al Isonzo, y los Stato da màr que se extendían a Istria, a Dalmacia, a las Islas Jónicas, a Creta, a las Cícladas y a parte de las Espóradas y de Chipre. La ciudad se convirtió en uno de los centros artísticos más importantes de Italia, principalmente gracias al comercio y al mercantilismo, así como a la riqueza de su imperio, uno de los más diversificados de Europa. La política general se orientó entonces hacia la conversión de un imperio marítimo en una potencia continental integrándose en el equilibrio político entre los estados italianos. Venecia sufrió una grave crisis en 1510 cuando fue atacada por el papa Julio II y la Liga de Cambrai tras serios enfrentamientos con los otomanos en el Mediterráneo oriental. Pero la situación se invirtió entonces por completo tras un cambio de alianza por parte del papa y gracias a la fidelidad de parte de las poblaciones que ella controlaba.[Ve. 13]

La mayoría de los encargos quedaban en manos del Estado y de la Iglesia. Los particulares jugaron un papel menor que en Florencia o en Perugia, por ejemplo. La imagen era a menudo un instrumento al servicio de la República. Nada llevó a esta última a vivir el ideal republicano como todavía lo hacía Florencia en 1500, y la ciudad no pretendía, como Roma, fundar sobre la Antigüedad una autoridad universal.[13]

El pensamiento veneciano está íntimamente ligado a la Universidad de Padua y a su aristotelismo que comenzaba a ir más allá de la tradición bizantina. La primacía otorgada a la experiencia sobre la idea también se adaptaba bien al estado de ánimo de los comerciantes venecianos. Pero, sobre todo, ese aristotelismo proporcionaba la base teórica desde la que el pensamiento veneciano rechazaba las polaridades irreconciliables entre Idea y Real, o entre Naturaleza e Historia. Según Giulio Carlo Argan, la experiencia y la existencia, concebidas como síntesis de contrarios, constituyeron sin duda alguna una contribución veneciana esencial a la historia del pensamiento del Cinquecento. Sus consecuencias sobre la práctica pictórica fueron capitales, las angustias y los cuestionamientos espirituales tomaron otros caminos. El neoplatonismo, la filosofía optimista que animaba el mito del Renacimiento, también estaba presente pero en la atmósfera veneciana cambió de carácter y se volvió más mundano y sensual. Era casi una filosofía del «arte de vivir», más que el instrumento de una verdadera visión intelectual del cosmos. La concepción amorosa del neoplatonismo triunfó en Venecia, marcando la pintura y distinguiendo así determinadas obras de Tiziano de obras miguelangelescas, o incluso giorgionescas.[13]

Desde un punto de vista cultural, la ciudad se impuso como centro de estudios humanistas, principalmente gracias a las imprentas que publicaban los textos clásicos. A esto se sumó un gran interés por los estudios arqueológicos, los datos científicos y sobre todo la botánica. Uno de los debates que animó la escena cultural veneciana de la época fue el de la posibilidad de conciliar la «vida contemplativa», entendida como una actividad especulativa filosófica y religiosa a realizar en soledad, desvinculada de los acontecimientos del mundo, y la «vida activa», entendida como un servicio a la comunidad para la consecución del «honor». Si los grandes humanistas venecianos de finales del siglo XV siglo habían tratado de demostrar la posibilidad de una reconciliación entre los dos opuestos, al comienzo del nuevo siglo, las dos tendencias parecían ya totalmente irreconciliables. La práctica «contemplativa» de los intelectuales venecianos favoreció la difusión de formas particulares de coleccionismos, como las de antigüedades, de piedras preciosas, de monedas, de relieves, de códices, de incunables y de pinturas, todas ligadas a las inclinaciones culturales y al carácter del coleccionista. La colección del cardenal Domenico Grimani es uno de los ejemplos más famosos.[Ve. 13]

La relativa libertad que la oligarquía de la Serenísima garantizaba a sus ciudadanos y visitantes era la mejor entre las que podían ofrecer las cortes italianas, y de hecho durante esos años fue un refugio frecuentado por quienes se vieron envueltos en los peligrosos juegos de poder de sus propios estados. Venecia acogió entonces a algunos de los genios italianos y extranjeros más ilustres. Entre esos invitados más famosos, se encontraron Miguel Ángel o los exiliados del Saqueo de Roma, incluido Jacopo Sansovino que se instaló en la ciudad y llevó allí las innovaciones arquitectónicas desarrolladas en el centro de Italia.[14]

Pintura

En el siglo XVI, la pintura veneciana terminaba de afirmarse en un universo original, donde reinaban la luz, el color y la sensualidad, que debía estar conectado con la situación lagunar de la ciudad.[7]​ Ganaba su prestigio participando activamente en el juego cultural en curso, es decir, tomando partido en los múltiples debates del Renacimiento. El apogeo de la pintura veneciana en el siglo XVI está ligado con la existencia de personalidades artísticas excepcionales, pero la aparición de genios, la forma que tomaron sus manifestaciones, también estuvieron íntimamente ligadas al grupo social, más que a la clase social, que utilizaba imágenes «geniales». En comparación con la producción contemporánea en Italia, la pintura veneciana de la década de 1530 presentaba una originalidad debido tanto a la relativa facilidad de acceso al contenido de la representación como al carácter más libre y enérgico de sus imágenes. A principios de la década de 1540, los contactos con el manierismo fueron más determinantes: Francesco Salviati estuvo en Venecia en 1539-1540, Vasari especialmente en 1541-1542, y los grabados difundieron allí el intelectualismo exacerbado del Parmesano, poniendo al mismo nivel las grandes obras romanas de la década de 1510 y la posterior producción di maniera.[13]

A partir de 1560, Tiziano representa una cierta forma de tradición veneciana, relativamente conservadora. La modernidad se encarnaba entonces, por un lado, por Tintoretto y su dinamización gigantesca de la maniera, y por otro lado, por Veronese y su arte «claro». Ambos se inspiraron en el manierismo del centro de Italia, diseñaron grandes ciclos decorativos, exaltaron oficialmente las glorias de Venecia y no pudieron someterse al conformismo de la Contrarreforma. Tintoretto, cuyo estilo dominó en la ciudad a finales de siglo, se dedicó a la exaltación del espíritu religioso que llevó a Venecia a la guerra contra los turcos y a la victoria, mientras que Veronese encarnaba el otro componente esencial del espíritu veneciano: la apertura intelectual. y el modo de vida civil de una sociedad libre y culturalmente avanzada.[13]

Alrededor de 1500, Venecia inventó la pintura de caballete, diseñada para el placer de los patricios cultivados, de la que La tempestad de Giorgione es un ejemplo.[7]

Durero en Venecia

En 1505, y hasta principios de 1507, el pintor alemán más importante de la época, Alberto Durero visitó la ciudad de Venecia por segunda vez, habiendo estado ya allí en 1494-1495. En ese momento su fama estaba ya muy extendida gracias a una serie de grabados distribuidos por toda Europa. Los comerciantes de la Fondaco dei Tedeschi le encargaron entonces un retablo para su iglesia del Rialto, San Bartolomeo.[Ve. 14]

En el campo de la pintura, el maestro alemán asimiló las reglas del arte veneciano de la época, como el rigor de la composición piramidal con el trono de María en la cima, la monumentalidad del conjunto y el esplendor cromático, así como la representación precisa de detalles y fisonomías, la intensificación gestual y la concatenación dinámica entre los personajes.[Ve. 14]​ Su obra, y en particular la La Virgen de la fiesta del Rosario, recuerda la tranquila monumentalidad de Giovanni Bellini, con un homenaje explícito al ángel músico en el centro.[15]​ A pesar de la admiración general y su resonancia, la pintura de Durero tuvo poca influencia en los artistas venecianos, a diferencia de sus grabados. Si las obras creadas o dejadas en la ciudad de la laguna no son identificables con certeza, muchas pistas y citas, iconográficas y estilísticas, confirman que su estancia no pasó desapercibida, contribuyendo al nacimiento del tonalismo, resultante del sfumato y de la perspectiva aérea.[16]

Artistas lombardos en Venecia

 
Giovanni Agostino da Lodi, Lavado de pies (1500)

La presencia e influencia de los artistas lombardos llamados los Leonardeschi en los años que siguieron, están más documentadas. En Venecia, la nación lombarda se reunía en la Scuola dei Lombardi, situada en un edificio construido a finales del siglo XV en la basílica dei Frari. Allí predominaban en número los escultores y canteros, incluidos los de la familia Lombardo. Desde el final del siglo XV, sin embargo, algunos pintores estaban presentes y bien integrados, entre otros Andrea Solario, hermano del escultor Cristoforo, autor de pequeños trabajos sobre temas sagrados, y Giovanni Agostino da Lodi, considerado el primer divulgador de las ideas de Leonardo en Venecia y autor del Retablo de los Barqueros de la Iglesia de San Pietro Martire en Murano.[16]

Luego llegaron Francesco Napoletano que murió en Venecia en 1501, y Marco d'Oggiono, antiguo colaborador de Leonardo que ejecutó una serie de pinturas para la Scuola dei Lombardi, ahora perdidas, y que ciertamente contribuyó a la difusión de las visiones de Leonardo entre los artistas de la Serenissima, en particular en Giorgione.[16][17]

Giorgione

 
Giorgione, Retablo de Castelfranco (ca. 1502)

Giorgione llegó, al parecer, a Venecia alrededor de 1503-1504, donde fue alumno de Giovanni Bellini al mismo tiempo que Tiziano, que también le influirá. Provocó una profunda renovación del lenguaje pictórico de la laguna en poco más de diez años de actividad, introduciendo cuatro aspectos nuevos en el arte veneciano: el tema laico, de pequeñas dimensiones, para particulares y coleccionistas, así como Bellini había creado pequeñas obras religiosas no destinadas a una iglesia; el claroscuro, con la progresión de una extrema delicadeza y de paleta muy evocadora; el desnudo; los paisajes pintados por ellos mismos.[18]​ Liberó a la pintura-narrativa de su papel de celebración militar o religiosa con función documental, que habían practicado Gentile Bellini y Carpaccio, y que luego cayó en desuso. Con él, los temas profanos se multiplicaron, se concedió una atención apasionada a la vida, al desnudo, al paisaje, que ya no era esencialmente sagrado como en Giovanni Bellini, sino secularizado y laico.[10]​ Giorgione basaba la construcción y unidad de la pintura ya no en la certeza mensurable de la perspectiva, lineal o coloreada, sino en la coherencia, irrefutable e intangible, de la «luz». En su paleta, el blanco, que se convertía en luz vibrante y condensación luminosa, jugó un papel nuevo y decisivo.[13]

Personaje misterioso en muchos aspectos y del que se dispone de muy poca información biográfica contrastada, fue un artista perfectamente integrado en el círculo de los intelectuales aristocráticos, para los que creó retratos y sobre todo pequeñas obras de complejos significados alegóricos, hoy todavía solo parcialmente descifrados.[Ve. 14]​ Sus simpatías humanistas fueron numerosas. Se le conoce por participar en las refinadas celebraciones de los patricios o en las de la reina de Chipre, Caterina Cornaro, en su retiro de Asolo,[7]​ frecuentado entre otros por Bembo, y donde se consagra a la poesía, a la música, a la filosofía y al amor. Esos círculos humanistas elaboraban la versión veneciana del neoplatonismo florentino. La atmósfera parece haber sido de una relativa preciosidad en la que se soñaba con la Arcadia, donde se evocaba una edad de oro mística y presente, transposición refinada y casi superficial del optimismo y de la fe mesiánica renaciente.[13]​ Poeta, músico, hombre de mundo, amante perfecto, tenía todas las características del hombre del nuevo siglo.[18]

Inspirándose en los modelos de Leonardo, desarrolló un estilo suave y cálido donde el color era maestro: a menudo extendido directamente sobre el soporte sin un dibujo preparatorio preciso, creaba variaciones de luz mediante «manchas» de color que definían el volumen de los personajes, produciendo ese resultado particular en el que los personajes parecen indisolublemente mezclados con el paisaje. La inspiración del momento comenzaba así a tomar el relevo del estudio preparatorio.

Una redacción cromática delicada en la que la atmósfera y la armonía entre los personajes y el entorno eran puestos en valor, aparecía ya en las obras atribuidas a su primera etapa, como la Sagrada Familia Benson o la Adoración de los pastores Allendale. El Retablo de Castelfranco (c. 1502) muestra una simplificación estructural innovadora: Giorgione sitúa la Sacra conversazione, siempre dispuesta en forma piramidal, en un contexto rural más que arquitectónico (como en la tradición de Giovanni Bellini) y sin tener en cuenta el rigor de la perspectiva (como se puede ver en la relación entre la profundidad del trono y el suelo en damero que carece de nitidez). Pero sobre todo, las figuras de los santos laterales fueron modeladas con suaves transiciones de sombra y luz, sobre un fondo con un parapeto rojo que divide la composición en dos mitades, una terrenal y otra «celestial». El dominio de la perspectiva aérea ya es perfecto, los objetos más distantes están iluminados por el efecto de la bruma natural.[Ve. 15]​ Giorgione introdujo aquí un nuevo tipo de «lógica pictórica» que era una lógica de sugestión, de alusión, una «lógica de lo imaginario» que operaba en la imagen, que lo empujaba a inventar lo que se convertirá en uno de los temas más vagos y más vivaces de la pintura occidental, la mujer desnuda en un paisaje.[13]

 
Los tres filósofos (ca. 1504-1505)

En Los tres filósofos (ca. 1504-1505) se fusionaron muchos elementos alegóricos, quizás en referencia a una representación de los Magos como «reyes sabios». El sol se pone y da a la obra una luz cálida y suave que acentúa la sensación de suspensión y de misterio en la que la aparición de la estrella (quizás el resplandor en la cueva) viene a guíar la búsqueda cognitiva de los Magos.[Ve. 15]​ Los colores son hábilmente borrosos, vívidos en primer plano, apagados en el fondo.[7]La tormenta, ejemplo de paisaje en el que se integran perfectamente las figuras alusivas, es igualmente compleja, rica en significados que se superponen.[Ve. 16]

Obras de esta complejidad nacieron en un contexto de relaciones muy estrechas entre cliente y artista que compartían una misma cultura, como muestra una carta de Taddeo Albano a Isabel de Este en la que el agente se declaraba incapaz de poder adquirir una obra de Giorgione para la marquesa porque los propietarios no las habrían vendido «pour prætio personne» habiendo «hecho que quisieran disfrutarla para ellos».[Ve. 15]

La Venus dormida fue la obra maestra del último período de Giorgione, una recuperación iconográfica de la antigüedad que tuvo un éxito considerable más allá de Venecia, en la que la diosa dormida, de límpida e ideal belleza, se descubre de sutiles acordes rítmicos con el paisaje que la domina.[Ve. 17]​ Anunciaba a las mujeres de Tiziano, dando a la carne femenina un resplandor y una frescura únicos, gracias al suave empaste que da la impresión de una ser epidermis viva.[7]​ La Venus dormida firmó la entrada del erotismo en la pintura culta. No es casualidad que Giorgione fuese uno de los iniciadores: su actividad como pintor está íntimamente ligada a la corte de Asolo y al humanismo sentimental que envolvía a la exiliada reina de Chipre, convertida en pensionista de la Serenísima.[13]

Hacia 1508, Giorgione recibió el único encargo público del que quedan huellas, el fresco de la fachada exterior de la Fondaco dei Tedeschi, realizado en colaboración con Tiziano. Del ciclo solo queda la figura de un Desnudo muy degradado. En otras obras del artista que datan de este período, son visibles múltiples referencias simbólicas y un intenso naturalismo, como en el Retrato de una anciana (c. 1506).[Ve. 17]

Giorgione ejerció una fuerte influencia sobre Bellini, pero también en la siguiente generación: Palma, Sebastiano del Piombo, Tiziano, Giovanni Gerolamo Savoldo, Paris Bordone y Dosso Dossi emprendieron el camino que él había trazado.[18]

Actividad tardía de Giovanni Bellini

 
Retablo de San Zaccaria (1505)

El ejemplo de Giorgione aceleró el proceso en curso desde las dos últimas décadas del siglo XV de la representación de la profundidad del espacio mediante un efecto de modulación del aire y de la luz, en el que los personajes se insertaban con una calma natural. Entre los protagonistas de esas modificaciones se encontraba Giovanni Bellini, ya anciano, con obras como el El bautismo de Cristo y la Madonna del Prato, pero fue realmente con obras posteriores, como el Retablo de San Zaccaria, donde reveló su asimilación y apropiación de la técnica tonalista de Giorgione. En esa obra, la estructura arquitectónica se abre en los laterales a vistas despejadas del paisaje que dejan entrar una luz clara y cálida, destacando la intensa concentración de los personajes, así como la riqueza cromática de sus vestimentas.[Ve. 18]

Se dio un paso más en la fusión entre los elementos del paisaje y los personajes con el retablo de San Jerónimo leyendo con San Cristóbal y San Luis de Toulouse para la iglesia de San Giovanni Grisostomo que incorporaba ya las ideas de jóvenes maestros como Il Giorgione (Retablo de Castelfranco) o incluso de Sebastiano del Piombo ( Retablo de San Juan Crisóstomo).[Ve. 18]

Su renombre, que ahora sobrepasaba las fronteras del estado veneciano, le permitió recibir numerosas solicitudes de particulares sobre temas raros vinculados con la literatura y el clasicismo. En una carta de Pietro Bembo a Isabel de Este (1505), el maestro anciano decía estar plenamente involucrado en las nuevas relaciones culturales en las que el artista participaba entonces en la elaboración temática e iconográfica del tema solicitado por su cliente.[Ve. 18]

Con una notable sensibilidad y una asombrosa apertura mental, Bellini reaccionó a las invenciones de Il Giorgione y de Tiziano. El festín de los dioses es una de sus últimas obras maestras que hace vislumbrar la serie de decoraciones pictóricas de la sala de Alabastro de Alfonso I de Este. En La Embriaguez de Noé, el viejo maestro retomó el tema bíblico animado por la atmósfera de las bacanales, tema recientemente de moda en Venecia. Esas dos pinturas muestran claramente la intención de otorgar a la textura de la materia un papel significativo e incluso emocional, hasta entonces desconocido, mientras que las apariencias eran más sugeridas que descritas con precisión. El trabajo del pintor y la irreductible especificidad del material pictórico tendieron a crear la imagen dotándola de un nuevo poder de sugestión.[13]​ Un año antes de su muerte en 1515, firmó la Joven desnuda al espejo de un clasicismo límpido, en el que el cuerpo de la mujer se modela delicadamente entre la penumbra del interior y la luz que emana de la ventana abierta sobre un vasto paisaje.[Ve. 18]

Inicios de Sebastiano del Piombo

 
Sebastiano del Piombo, Retablo de San Giovanni Crisostomo (1510-1511)

El ejemplo de Giorgione fue fundamental en su momento para otro joven artista, Sebastiano Luciani, conocido más tarde como Sebastiano del Piombo (1485-1547). Sus inicios pictóricos tuvieron lugar entre 1506 y 1507, con obras inspiradas en Il Giorgione, pero presentando una mayor preeminencia plástica y monumental, como las puertas del órgano con santos de la iglesia de San Bartolomeo en el Rialto, o el Retablo de San Giovanni Crisostomo. Este último presentaba una atrevida composición asimétrica, con el fondo dividido entre una parte arquitectónica y una apertura a un paisaje, según un esquema que luego será reutilizado con éxito (como La Virgen de Pesaro de Tiziano).[Ve. 19]


Inicios de Lorenzo Lotto

 
Lorenzo Lotto, Pietà de Recanati (detalle, 1506-1508)

Las primeras experiencias de Lorenzo Lotto (1480-1556), activo al menos desde 1503, son más originales. Ese año, estaba en Treviso, donde pintó un retrato del margrave Bernardo de Rossi que se caracteriza por una estructura plástica sólido y una definición fisonomista precisa, que se hace eco de las sugerencias psicológicas de Antonello da Messina y de la agudeza del arte nórdico.

Poco a poco, su lenguaje comienza a alejarse de la cultura del momento para convertirse en una especie de inquietud que se manifiesta tanto en sus elecciones formales como en los contenidos. Por ejemplo, el Retablo de Santa Cristina al Tiverone aparece como una reposición del Retablo de San Zaccaria de Bellini, pero se distingue de él por un ritmo más apretado que lleva a los personajes a entretejer miradas y gestos con actitudes agitadas y confusas, abandonando toda contemplación serena y silenciosa. La luz es fría e incidente, lejos de la atmósfera cálida y envolvente de los tonalistas.[Ve. 20]

El artista acompaña estas resistencias a los principios dominantes de una apertura hacia un realismo más agudo en la representación de los detalles, un sentimiento más patético y una atracción por la representación de una naturaleza inquieta y misteriosa, propia de artistas nórdicos como los de la escuela del Danubio. Obras como las Matrimonio místico de Santa Catalina, el San Jerónimo Penitente o el Políptico de Recanati son ejemplos.[Ve. 21]

Tiziano

 
Tiziano, Milagro de un esposo celoso (detalle, 1511)

Tiziano también hizo sus primeros pasos en el comienzo del siglo XVI, llamado después de la muerte de Giovanni Bellini (el El festín de los dioses) y de Giorgione (la Venus de Dresde) para completar algunas de sus obras. Alrededor de la década de 1510, su impregnación del arte de Giorgione estaba tan interiorizada que hizo extremadamente difícil, incluso para hoy, atribuir ciertas obras como el Concierto campestre, a uno u otro, ahora casi unánimemente atribuida a Tiziano aunque animada de temas intelectualmente queridos a Giorgione.[Ve. 19]

El estilo del pintor de Pieve di Cadore pronto se caracterizó por una mayor intensidad cromática y monumental de los personajes que son más sólidos e insertados en contextos narrativos de una comprensión inmediata, como los frescos de los Milagros de San Antonio de Padua en la Scuola del Santo en Padua (1511). En esas primeras obras aparecen de inmediato la eficacia dramática y un reflejo decisivo del espacio.[Ve. 21]

La muerte de Giorgione luego de Giovanni Bellini, la partida de Sebastiano del Piombo y de Lorenzo Lotto, a principios del siglo XVI favorecieron la afirmación indiscutible de Tiziano en la escena veneciana. Rápidamente se hizo famoso, especialmente con una serie de retratos, en 1517 fue el pintor oficial de la Serenissima. De esos años también fueron sus pinturas sobre un tema secular, destinadas a los clientes más cultos, como Las tres edades del hombre (c. 1512) y El amor sagrado y profano (c. 1515).[Ve. 22]​ Su éxito en Venecia estaba íntimamente ligado a la posición social y política que supo dar a su arte. Entendió que la cultura había adquirido, desde los primeros años del Cinquecento, un poder que la convertía en un «tercer poder», a la par del poder económico y político. Sin duda, fue el primero en sacar todas las consecuencias prácticas. Entre 1508 y 1518 dedicó gran parte de su actividad a la xilografía. Esos grabados, a menudo con alusiones políticas, estaban destinados a una clientela popular y permitiron difundir, entre el pueblo veneciano, los temas de la ideología oficial de la Serenísima, sin dejar de estar impregnados de cultura clásica y de referencias a modelos prestigiosos del pasado cercano (Mantegna) o presente (Miguel Ángel).[13]

Alrededor de 1518, comenzó a medirse a distancia con Miguel Ángel y Rafael. El retablo de la Asunción de la Virgen despierta admiración pero también perplejidad, por el salto decisivo en el estilo, las dimensiones monumentales, los gestos elocuentes y un uso del color que transmitía una energía sin precedente, ahora bien lejos de los tranquilos ambientes del tonalismo.

Su fama le valió los primeros encargos de las cortes italianas, incluidas las de Ferrara y de Mantua. Alfonso I de Este le encargó una serie de Bacanales para su gabinete de Alabastro, entre las que destaca Baco y Ariadna, que mezcló referencias clásicas, un uso dinámico y muy eficiente de los colores, elegidos entre las mejores calidades disponibles en el imperio veneciano.[Ve. 22]

En los retratos de esos años, Tiziano se centró en la representación de la presencia física de los protagonistas, con unas composiciones e iluminación innovadoras y con poses poco convencionales, en nombre de la inmediatez y la vivacidad.[Ve. 22]​ Sus retratos son sin complacencia, gritos de verosimilitud y de humanidad: Venecia era entonces la única ciudad de Italia donde no se reprimía el sentimiento de libertad civil o religiosa, y esa libertad se expresaba en la pintura.[7]​ La renovación impulsada por el dogo Andrea Gritti se revela en obras como el Retablo de Pesaro, en el que los esquemas del siglo XVI son definitivamente dejados de lado. La Virgen se encuentra en un trono dispuesto lateralmente, como si en la nave lateral de la iglesia, a la que estaba destinado el retablo, hubiese una abertura con un altar orientado en la misma dirección. Los gestos y las actitudes son naturales, en un esquema deliberadamente asimétrico y, por tanto, más dinámico.[Ve. 22]

Tiziano se ocupa de todos los géneros. Pintor de la vitalidad, celebraba la belleza terrenal pero manifestaba un interés por todos los aspectos de la vida, incluidos sus aspectos violentos, que interpretó con gran naturalismo como en el Suplicio de Marsyas o en Taquin y Lucrecia. Acompaña la neovación de la cultura antigua con sus numerosas telas sobre temas mitológicos. Lleva el desnudo reclinado inventado por Giorgione a un interior y dota su carne femenina de colores suaves y cálidos. Los pintores que siguieron buscarán encontrar la clave de ese sensual arte de la alquimia cromática.[7]​ La violencia de sus esquemas y su don de simplificación eficaz lo hacían apto para obtener un amplia eco. Su genio inventivo le llevó a encontrar soluciones figurativas que estaban a la vanguardia del modernismo y de la cultura pictórica. Así, en su Asunción, impuso la evidencia de lo sobrenatural.[13]

Gracias a la amistad de Pietro Aretino que estuvo vinculada a numerosos cursos, Tiziano pudo fortalecer el carácter emprendedor de su actividad, convirtiéndose en uno de los artistas más ricos y más buscados de la península.[Ve. 22]​ En sus últimos veinte años, de 1556 a 1576, alternó composiciones paganas y tablas religiosas de sentimiento elevado. Su último trabajo, la Pietà de la Academia, acusa particularmente la elección estética por la que había optado desde sus inicios: ausencia de dibujo previo y primacía del color sobre la línea. La pintura directa, la pittura di macchia (pintura de manchas, los empastamientos), la textura espesa y luminosa de la pasta, se antepone a la forma. Entonces, Tiziano pintaba más con la mano que con el pincel, liberándose de los contornos netos.[7]

La obra de Tiziano reivindicaba y afirmaba el derecho de la pintura a dominar sus signos. En una cultura donde primaba lo literario, fundó un código pictórico donde el significado de la pintura pretendía ser transmitido por medios específicamente figurativos.[13]

El Pordenone

 
El Pordenone, Crucifixión de la catedral de Cremona (ca. 1521)

Junto con Palma el Viejo, a menudo reducido al papel de un observador, el único pintor capaz de enfrentarse a Tiziano en la escena veneciana en los años 1520-1530 fue el Pordenone (1483-1539), un pintor originario de Friuli. Su formación comenzó con Mantegna, con los grabados de Durero y de otros maestros nórdicos, y culminó con un viaje a Roma en 1514-1515 en el que descubrió las obras de Miguel Ángel y de Rafael. Desarrolló un estilo grandilocuente, entre recuerdos clásicos y narraciones populares.[Ve. 23]

Los grandes ciclos de frescos, como los de la catedral de Treviso, los de la iglesia Madonna di Campagna en Piacenza, los de la Iglesia de San Francesco en Cortemaggiore, y sobre todo, los de la catedral de Cremona, constituyeron su especialidad. Sus interpretaciones fueron a la vez discursivas y solemnes, con un notable virtuosismo en la perspectiva.[Ve. 21]​ Al contrario, sus retablos fueron de desigual calidad. Si el tono seguía siendo grandilocuente en los destinados a provincias, los de Venecia parecen demasiado abarrotados.[Ve. 23]​ Al enfatizar el aspecto culto y refinado de su pintura para integrarse mejor en el ambiente verdaderamente veneciano, el Pordenone renunció en parte a cuál era su contribución específica y que estuvo en el origen de su éxito contra Tiziano: la expresividad destinada a impresionar a los fieles. Al abandonar esa manera, perdió parte de su inspiración. Enfrentado a la dimensión «social» de su actividad, que era la base del estilo dominante de una ciudad donde fluían los encargos, el creador debía definirse en relación a un estilo determinado. Ese fenómeno esencial se confirmó hacia 1520: la cuestión del «estilo» será constitutiva de la historia del arte y objeto de una investigación consciente por parte de los artistas. La subjetividad individual se verá ligada al cuerpo social y colectivo de la creación.[13]

Con su muerte en Ferrara, misteriosa en algunos aspectos, su enfrentamiento con Tiziano llegó a su fin. Su trabajo se pasa por alto sistemáticamente en la literatura artística veneciana posterior.[Ve. 23]

Paris Bordone

 
Paris Bordone, Venus, Marte y Cupido (1560) (Galería Doria-Pamphili, Roma)

Paris Bordone (1500-1570), nacido en 1500 en Treviso, se formó y luego vivió en Venecia, donde siguió los pasos de Tiziano antes de pasar al retrato. Su estilo combina la paleta y la soltura de Tiziano con una cierta frialdad y una concentración en el aspecto social del modelo, todo florentino. Se fue a Francia en 1538 y a Augsburgo en 1540. Su opulencia toda veneciana tuvo alguna influencia probablemente en los pintores de la corte alemanes, como Amberger y Pencz. De hecho, su estilo era más fácil de imitar que el de Tiziano, que era más profundo.[18]​ En Venecia, se convirtió en el especialista en un determinado tipo de composición alegórica en la que el retrato se combinaba con un tema simbólico para completar un gusto de helado que acerca al personaje a la naturaleza muerta. La individualidad del tema pasa entonces a ser secundaria en relación al trabajo di maniera sobre los espacios y las formas.[13]

Andrea Schiavone

 
Conversión de San Pablo, Fondazione Querini Stampaglia, Venecia

Andrea Schiavone (1510-1563), pintor dálmata de Zadar de origen italiano que murió en Venecia en 1563 después de haber estado activo allí desde 1520, fue un autodidacta que se formó imitando a Giorgione y Tiziano, así como con los grabados del Parmigianino. Introdujo en Venecia una cierta cualidad extática generalmente ausente de la pintura veneciana. Sus colores cambiantes y sus violentos efectos de contrapposto sugieren que el manierismo del centro de Italia había marcado su evolución.[18]

Schiavone representa uno de los más válidos ejemplos de síntesis entre las innovaciones manieristas y la tradición pictórica veneciana. Partiendo del colorido de Tiziano, lo llevó a sus últimas consecuencias, dándole un sentido meramente ornamental y meramente arbitrario. Artista de personalidad muy definida, supo utilizar su conocimiento de la obra de Parmigianino para traducirlo en un estilo más cromático y de trazos menos dibujísticos, llegando más lejos en su atrevimiento que la mayoría de sus colegas vénetos. Con el tiempo se acercará a la manera de hacer de Tintoretto, el otro gran manierista veneciano.

Paolo Veronese

Paolo Veronese llegó a Venecia en 1551 después de haber realizado su aprendizaje en Verona, Mantua y Parma.[7]​ En 1552, obtuvo un primer encargo para la iIglesia de San Francesco della Vigna para el que produjo la Sacra conversazione. Se instaló definitivamente en Venecia al año siguiente, donde se convierte en el «pintor de la República». Junto con Giovanni Battista Ponchini y Giovanni Battista Zelotti, creó los frescos para las salas del Consejo de los Diez en el Palacio de los Dogos. En 1555, emprendió la realización del techo de la sacristía de la iglesia de San Sebastiano. Con otros seis pintores, entre ellos Battista Franco, Giuseppe Porta, Bartolomeo Ammannati y Il Tintoretto, participó en la decoración del techo de la sala de la Libreria de la Biblioteca Marciana.[19]​ Entre 1575 y 1577, produjo en el Palacio Ducal, el Triunfo de Venecia para el salón del Gran Consejo y las Alegorías de la Virtud para el salón del Colegio, que se encuentran entre sus grandes obras maestras. Veronese, que murió en 1588 a la edad de 60 años, está enterrado en la iglesia de San Sebastiano, en la que pintó una gran cantidad de frescos[19]​ que parecen sensuales, alegres, paganos y llenos de vitalidad a pesar de sus temas.[7]

Una suerte de alegría decorativa emana de sus telas, en una atmósfera de alegría de vivir, ciertamente secular, pero melodiosa y poética. Veronese es el pintor del lujo y de la ostentación. Le gustaba pintar la multitud multicolor donde dispone a los participantes en un escenario arquitectónico de gran magnificencia. No dudaba en trasponer los temas, personajes y actitudes de la Antigüedad en escenas sagradas.[7]

Hacia 1560, decoró la Villa Barbaro de Maser, utilizando prodigios de imaginación y de fantasía. Fue el primero en pintar a gran escala la mitología o la historia sagrada en los techos. Tiene en cuenta el punto de vista del espectador, corrige la visión acortando perspectivas o abriendo un cielo y multiplica el trampantojo arquitectónico.[7]

La síntesis operada por Veronese buscaba un equilibrio de las tendencias contemporáneas: sus figuras se unen a ciertos principios del manierismo; convertidas en modelo de comportamiento social; la idea de gracia y de nobleza atempera cualquier posible violencia. El espacio pictórico escapa a la paradoja manierista al estar, muy a menudo, muy fuerte y claramente estructurado por su grandiosa arquitectura a la que se adapta la amplia y rítmica disposición de las figuras.[13]

Veronese pasa delante de la Inquisición por el supuesto contenido de la Cena pintado en 1573 para los dominicos de los Santos Juan y Pablo. Su defensa es de orden estético: su trabajo es ser pintor y de «hacer figuras». Esta actitud ante el Tribunal de la Inquisición, flexible, pero coherente afirma la especificidad de lo pictórico y de sus leyes: la Cena se convierte en la Comida en casa de Levi. Veronese escapa así al conformismo que la Contrarreforma quiere introducir en las artes. Es un hombre del siglo XVI y su optimismo es el del humanismo clásico. Afirmando además la dignidad y la libertad del pintor, se revela también veneciano, es decir, hombre de una ciudad cuya gloria ideológica consiste precisamente en haber defendido su libertad y su dignitas ante los ataques de principios del siglo, luego de haber tenido este papel para toda la cristiandad en Lepanto[13]


El Tintoreto

Nacido en Venecia en 1518, ciudad de la que apenas saldrá, en el popular barrio de Madonna dell'Orto, Tintoretto trabajó brevemente en el estudio de Tiziano, pero sus verdaderos maestros fueron los protagonistas de la batalla manierista, Pordenone y Miguel Ángel. Su fuerza y novedad derivan de la libertad con la que trataba sus elementos: conseguía «con el pincel» los efectos del disegno manierista y buscaba la eficacia del choque visual gracias a un violento dinamismo y a una sugestión de inmensidad sensible en la amplitud de los programas que realizaba, en el tamaño de sus cuadros y en la relación que establecía entre las figuras y el espacio.[13]​ Muy pronto rechazó la Antigüedad, el trampantojo, la arquitectura teatral fingida, los cortinajes, los brocados u otras balaustradas. Sobre todo, pintó escenas sobre temas religiosos. Fue el pintor de la clase media y de la espiritualidad popular. Su arte estaba en las antípodas de Veronese. Su factura rápida y abrupta ponía en tela de juicio los valores del cuidado y del acabado. Su estilo fue violento, vehemente, reinaba el movimiento en sus composiciones de atmósfera dramática.[20]​ Quería combinar la paleta de Tiziano con el dibujo de Miguel Ángel, cuyas obras solo conocía a través de grabados y de copias, basándose en las obras de los dos artistas sin imitarlas nunca.[18]​ Desde los años 1565-1570, Tintoretto afirmó cada vez más el papel de la luz para transformar mejor lo material en un objeto de visión espiritual. El material figurativo que utilizaba seguía siendo el de Cinquecento. El arte de Tintoretto lleva las cicatrices de la última parte del Renacimiento con las contradicciones y angustias que reflejaban las de la sociedad. Sus últimos trabajos se situaban al borde de una concepción figurativa barroca, la organización diferenciada del espacio escapando de una perspectiva de punto de vista único.[20]​ Sin embargo, en su última tela, La caíad a la tumba de 1593-1594, si bien un claroscuro dramático se combinaba con una dinámica en zigzag ascendente y descendente que será cara al barroco, ningún soporte arquitectónico fija o enmarca ya la composición, hecha sobre todo del vaivén de las figuras, y la oposición de los cuerpos de Cristo y de la Virgen no pueden describirse sino como «barrocos».[13]

Entre los numerosos críticos de arte, Jean-Paul Sartre observa a los hombres que describe Tintoretto en sus cuadros y los compara con aquellos que imagina como auténticos, captados en las calles de Venecia. La máxima expresión del ciclo pictórico del artista se puede ver en la iglesia de San Roque en Venecia.[21]

Jacopo Bassano

 
Jacopo Bassano, La fuga en Egipto, Norton Simon Museum.

La carrera de Jacopo Bassano (1510-1592) y de su prolífico taller familiar se explica en particular por su capacidad para responder a una determinada demanda del medio veneciano. Originario de Bassano del Grappa, cerca de Venecia, llegó a la Serenissima alrededor de 1535 en el momento exacto en que las estampas del Parmesano introducían allí el grafismo manierista. Adoptó una maniera muy afirmada en relación a la producción de la ciudad, pero transponiendo el colorismo tizianesco en una estridente reconciliación de tonos cálidos y fríos, como en la Decapitación de San Juan Bautista (1548-1550), una sutil interpretación veneciana del gusto manierista. En la década de 1560 renovó su estilo orientándolo hacia lo patético y la afirmación decidida de un luminismo artificial.[13]

En su taller, la producción se hacía casi en serie para satisfacer una demanda creciente de «luminismo» al servicio de la escena del «género» bíblico o pastoral, fundada por Jacopo. Esta nueva realidad campesina estereotipada satisfacía la tradicional nostalgia de los venecianos por la Tierra Firme[13]

Posteridad de la escuela veneciana

La grandeza de la escuela veneciana no sobrevivió a Veronese y a Tintoretto, a pesar de los intentos de Palma el Joven de reconciliar el «verismo» de los Bassano, las grandes composiciones de Veronese y el movimiento dramático de Tintoretto. Mientras el barroco triunfaba, los más grandes pintores que trabajaban en Venecia en el siglo XVII eran un alemán Jan Liss, un romano, Domenico Ferri, y un genovés Bernardo Strozzi. Se extinguía un ideal de libertad propio del Cinquecento veneciano, del que la pintura de la época había sido la transposición variada. Venecia nunca se identificó realmente con el manierismo. La voluntad de una relación directa y efectiva con la imagen hacía que se estuviese lejos de la distanciación y apreciación estético-elitista que la caracterizaban en otros lugares y contra la que se levantarán los cardenales postridentinos. La pintura veneciana afirmaba en siglo XVI la especificidad artística del siglo y la libertad relativa del pintor. Venecia aparece como la especialista en el placer de pintar. No es casualidad que nazcan la Venus de Tiziano y los desnudos calientes y sensuales de Veronese o del Tintoretto. En 1558, Ludovico Dolce arroja luz sobre esta afirmación en su Diálogo sobre la pintura. Explica cómo la mutación del Renacimiento tomó su forma veneciana en las pinturas arcadias de Giorgione, y cómo finalmente esa tradición de placer por la pintura llevó a la escuela veneciana por el camino de una «pintura de pintores».[13]

Arquitectura y urbanismo

Venecia adoptó tardíamente el estilo renacentista, aún permaneciendo gótica en su conjunto y a la sombra de su glorioso pasado bizantino. En los años 1460-1470, la arquitectura en Venecia dio un giro con la llegada de arquitectos del interior, de Toscana y de Lombardía. La conquista del continente promovió el contacto con las formas de arte continentales. A principios del siglo XVI, y especialmente en el dogato de Andrea Gritti, se ejecutan varios obras que alteraronn radicalmente el aspecto de la ciudad.[7]

Después del saqueo de Roma en 1527, Venecia, que en general escapó de guerras e invasiones, se convirtió en un refugio, especialmente para arquitectos, entre ellos, Michele Sanmicheli y Jacopo Sansovino. Las grandes diferencias entre la pintura veneciana y la del centro de Italia impidieron que los extranjeros compitiesen con los pintores locales, lo que no fue el caso de la arquitectura.[18]

Arquitectos

Siglo XV

El bergamasco Mauro Codussi destacó como el primero entre los arquitectos que se instalaron en Venecia. Habiendo participado en las innovaciones florentinas de Brunelleschi, Leon Battista Alberti et Michelozzo, llevó consigo un estilo renacentista revisado a la laguna, ya visible en su primera obra, la Iglesia de San Michele in Isola (1468-1479). Además del riguroso y moderno Codussi, también trabajaban en la ciudad otros arquitectos con un gusto más cargado, como Antonio Rizzo y Pietro Lombardo. El primero, formado en las obras de la Cartuja de Pavia, fue el responsable de la reconstrucción y ampliación del Palacio Ducal durante quince años. El segundo, de origen ticino, fue el creador de ciertas obras donde el uso de los órdenes clásicos se confunde con una exuberante decoración lombarda y con la apetencia local por revestir las paredes con preciosos mármoles, como el palacio de Darío y la iglesia de Santa Maria dei Miracoli.

Jacopo Sansovino (1527-1570)

En 1527, por recomendación del cardenal Grimani, el dogo Andrea Gritti encargó a Jacopo Sansovino la restauración de la cúpula principal de la basílica de San Marcos. En 1529, se convirtió en arquitecto en jefe y superintendente de propiedades (Protomaestro o Proto) de los procuradores de San Marcos, lo que lo convirtió en uno de los artistas más influyentes de Venecia. Ese nombramiento iba acompañado de un salario de 80 ducados y de un apartamento cerca de la torre del reloj de San Marcos. En un año, su salario se eleva a 180 ducados anuales.[22]​. Sus principales realizaciones se encuentran cerca de la plaza de San Marcos, como la Zecca y la Loggetta que, decorada con sus esculturas, linda con el Campanile, así como diversas estatuas y relieves para la basílica de San Marcos.[23]​ También contribuyó a la reconstrucción de varios edificios, iglesias, palacios e instituciones, como las iglesias de San Julian, San Francesco della Vigna, San Martino, San Geminiano (ahora destruida), Santo Spirito in Isola y la de los Incurabili. Y entre los palacios y edificios, la Scuola Grande della Misericordia (planos antiguos), Ca 'Dio, el palacio Dolfin Manin, el palacio Corner, el palacio Moro en San Barnaba y la Fabbriche Nuove del Rialto.[24]​ Su obra maestra es la biblioteca de San Marcos (Biblioteca Marciana), una de las edificaciones renacentistas más ricamente decoradas de Venecia, que se encuentra frente al palacio Ducal. Su construcción se prolongó durante cincuenta años y costó más de 30.000 ducados.[25]

Jacopo Sansovino murió en Venecia el 27 de noviembre de 1570; su tumba se encuentra en el baptisterio de la basílica de San Marcos.

Andrea Palladio

Desde 1550, Andrea Palladio estuvo en Venecia donde dirigió la construcción de la Basílica de San Giorgio Maggiore. En 1570, Palladio sucedió a Jacopo Sansovino, fallecido, en el cargo de arquitecto jefe de la Serenissima; allí construyó las iglesias de San Giorgio Maggiore y del Redentor.[26]

Iglesias renacentistas

 
San Michele à Isola
Antes de Palladio
 
Fachada de la iglesia de San Zacarías (1444-1515), una iglesia comenzada en estilo gótico en la que Codussi completó las partes superiores

San Michele in Isola, obra de Mauro Codussi, tiene una fachada tripartita basada libremente en el templo Malatestiano de Alberti, con dos órdenes superpuestos. La parte superior tiene un ático entre lesenas con un óculo y cuatro discos de mármol policromado rematados por un frontón curvilíneo, mientras que los lados están unidos por dos alas curvas, con finos ornamentos en relieve de conchas. En su punto de unión con la parte central se dispone una cornisa saliente, que corta por la mitad las pilastras. El interior de la iglesia se divide en tres naves, marcadas por arcos de medio punto sostenidos por columnas. Cada nave está cubierta con techos artesonados y termina con un ábside semicircular, estando el último tramo separado en los lados por mámparas y cubierto por una cúpula ciega. En el lado de la entrada, un vestíbulo queda aislado del resto de la iglesia por un «barco», un coro sostenido por arcadas. Sustrayendo el espacio del vestíbulo y el del presbiterio con cúpulas, Codussi obtuvo un cuerpo central perfectamente cuadrado. La catedral de Santiago (Šibenik)Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el año 2000—, construida por el arquitecto Giorgio Orsini, que había trabajado anteriormente en Venecia en el Palacio Ducal, es un ejemplo similar y anterior de la Iglesia de San Michele. Orsini utilizó la piedra blanca de Istria extraída en la isla de Brac que luego será empleada por Codussi. Este modelo de iglesia fue retomado a lo largo de la costa de Dalmacia.

La iglesia de San Zacarías, ubicada cerca de San Marcos, fue erigida a partir de 1458 por Antonio Gambello. Está flanqueada a su derecha por un fragmento de la iglesia gótica anterior dominada por un campanario del siglo XIII. Mario Codussi reanudó los trabajos en 1483 y diseñó una fachada imponente. Una serie de cornisas la divide en seis niveles calados con vanos simples o múltiples, puntuados por hornacinas, pilastras o columnas dobles con capiteles corintios. El coronamiento en semicírculo y los contrafuertes curvilíneos están decorados con estatuas. La base está revestida de mármol rosa salmón y el primer piso alinea una serie de conchas de Santiago. El portal de entrada está presidido por una estatua de San Zacarias, santo patrón del lugar, realizada por Alessandro Vittoria. El estilo del interior es mixto, tanto renacentista con sus altas cúpulas, como gótico. Las naves laterales se extienden detrás del altar mayor por un deambulatorio con capillas radiantes, una estructura poco común en Venecia.[7]

Construida entre 1481 y 1484 por Pietro Lombardi y sus hijos, Santa Maria dei Miracoli es una de las primeras iglesias renacentistas de Venecia. El edificio, de tamaño modesto, está, por fuera y por dentro, totalmente cubierto de mármol, cuyo hábil juego de colores se hace eco del gusto oriental de la ciudad. La fachada tiene un gran frontón semicircular con numerosos óculos y dos rosetones en espiral muy similares a los del palacio Darío construido por el mismo arquitecto. El motivo de la cruz es omnipresente en ambos niveles. El interior es de una única nave con bóveda de cañón dividida en casetones de madera dorada que representan santos y profetas.[7]

Iniciada en 1450 por Antonio Gambello, las obras de la iglesia de San Giobbe fueron continuadas a partir de 1470 por Pietro Lombardo en un puro estilo renacentista que se manifiesta en el elegante portal de entrada, en el interior de una única nave y en el coro con imponente arco triunfal. La bóveda de la capilla Martini está adornada con terracotas esmaltadas por los hermanos Della Robbia, los únicos que tiene Venecia. Giovanni Bellini pintó para esta iglesia el retablo de San Giobbe, hoy en la Academia.[7]

La iglesia de San Giovanni Crisostomo, última obra de Mauro Codussi, se construyó a partir de 1480 sobre una superficie reducida. Su huella es todavía bizantina con planta de cruz griega encerrada en cuadrada, con una cúpula central y cuatro cúpulas secundarias. El coro está revestido con lienzos que incluyen el retablo de San Jerónimo, San Cristóbal y San Luis, una de las últimas obras de Giovanni Bellini (1513).[7]

Mauro Codussi dibujó los planos de la iglesia de Santa María Formosa, erigida en 1492. Estos son bizantinos y están inspirados en la basílica de San Marcos: cúpula central y cúpulas secundarias, cruz latina con proporciones de cruz griega inscrita en un cuadrado. La luz es intensa en el centro y atenuada en los laterales, las paredes están adornadas con discretas bandas bicolor.[7]​ Los elementos arquitectónicos de piedra gris se destacan sobre los yesos blancos queridos por Brunelleschi, una interpretación moderna de la tradición veneciana.

La iglesia de San Salvador fue erigida a partir de 1507 en medio de las Mercerie, equidistante de San Marcos y del Rialto, según planos de Giorgio Spavento, fallecido en 1509. La obra fue continuada por Tullio Lombardo. El edificio, de planta de cruz latina, tiene una cúpula en el cruce del transepto y dos sobre la nave que es especialmente alargada. Alberga el monumento funerario del dogo Francesco Venier (1489-1556) y algunas pinturas de Giovanni Bellini, así como el último Tiziano, una Anunciación de 1566.[7]

La Iglesia de San Francesco della Vigna, tercera necrópolis de los dogos de Venecia, destaca por su campanario cercano al de San Marcos y por su fachada, obra de Palladio, similar a la de San Giorgio Maggiore. Reconstruida a partir de 1534 sobre un proyecto de Sansovino, los planos de este último fueron modificados por el hermano Francesco Zorzi, erudito franciscano, filósofo y humanista, que pretendía hacer reinar la armonía de las proporciones. Sus planos se sometieron a una comisión formada por el arquitecto Sebastiano Serlio, Tiziano y el humanista Fortunio Spira. Sus dimensiones (ancho y alto de la nave, ancho de las capillas y del transepto, profundidad del coro igual al ancho de la nave) se establecen de manera particularmente rigurosa. El resultado es una cruz latina de una sola nave bordeada por capillas, con un coro profundo flanqueado por dos capillas secundarias. A la izquierda del coro, la capilla de San Girolamo, toda en mármol, es una obra maestra de los hermanos Lombardo.[7]

Iglesias de Palladio

Las iglesias venecianas de Palladio están diseñadas para las visitas ceremoniales anuales del dogo.[18]

 
San Giorgio Maggiore.
 
Basílica de San Giorgio Maggiore: claustro Palladiano
 
Iglesia del Redentor, comenzada en 1577

La iglesia de San Giorgio Maggiore, erigida en 1566, ocupa una posición privilegiada frente a la Piazzetta. Adosada a una casa benedictina acomodada, es muy rica: piedra clara de Istria, suelo de mármol con decoración de damero en rojo y blanco, estatuas de mármol blanco en los nichos de las naves laterales.[18]​ Su fachada parece combinar dos templos antiguos que se superponen e interpenetran entre sí: un gran pronaos con cuatro columnas corintias está embebido en un frontón del que solo aparecen los extremos triangulares. Simone Sorella, que completó la fachada tras la muerte de Palladio, colocó los frontones del pronaos sobre altos pedestales, alterando la coherencia del conjunto. El interior es un compromiso entre un templo de la antigüedad clásica y una iglesia cristianade planta de cruz latina con tres naves. Una cúpula remata el cruce del transepto, cuyos extremos terminan en ábsides.[7]

El monasterio benedictino de San Giorgio fue completamente reconstruido en el siglo XVI. El primer claustro, de colores rojo y blanco, con un pórtico de columnas gemelas y una planta alta con ventanas resaltadas por frontones triangulares y curvilíneos, es obra de Palladio. El segundo claustro, llamado de los Laureles, da acceso al refectorio de Palladio, cuya muro trasero estaba adornado con las Las Bodas de Caná de Veronese, cuadro que, creado por su pórtico, simula una abertura en el estrecho espacio arquitectónico.[7]

La Iglesia del Redentor fue erigida después de la epidemia de peste de 1576. Fue construida entre 1577 y 1592 en la isla de Giudecca. Iglesia de una única nave cuyas grandes semicolumnas sostienen un poderoso entablamento que sostiene una bóveda de cañón con grandes ventanales semicirculares divididas en tres sectores, recordatorio de la «bahía termal» de la arquitectura antigua. A cada lado, tres capillas profundas se comunican entre sí a través de idénticas ventanas termales. El ábside es un semicírculo elíptico que vuelve a recordar los baños romanos. La iglesia de las Zitelle, ubicada entre San Giorgio Maggiore y el Redentor, fue construida sobre un proyecto de Palladio. También tiene una «bahía termal» sobre el portal de entrada.[7]

En 1559, Palladio recibió el encargo de la reconstrucción de la basílica de San Pietro di Castello, sede patriarcal de Venecia desde 1451 (y hasta 1807). La fachada es de piedra de Istria, al igual que el campanario reconstruido en la década de 1480 por Mauro Codussi, una rareza en Venecia.[7]

Plaza y plazuela de San Marcos

 
Biblioteca Marciana Loggetta de Sansovino

Fue particularmente bajo los dogados de Leonardo Loredan (1501-1523) y de Andrea Gritti (1523-1538) cuando la Plaza de San Marcos y su Piazzetta adquirieron su aspecto moderno. La plaza está completamente rodeada de pórticos, sin ninguna influencia aquí de Roma. Desde un principio, fue diseñada como una «sala de ceremonias» y sirvió de escenario para los ritos de la vida civil y religiosa en la República. [7]

Cuando las Procuradurías Viejas, un edificio de un único bloque construido a petición del dogo Ziani en estilo veneto-bizantino, tuvieron que ser reconstruidas tras un incendio en 1515 y fueron recrecidas en esa ocasión, se conservó su aspecto original. Esa decisión es indicativa de la renuencia de Venecia a introducir un nuevo lenguaje arquitectónico y de su apego a la tradición. Bartolomeo Bon fue el responsable de esta recosntrucción. El segundo piso está coronado por un largo friso perforado de oculi y de almenas que recuerdan a los de la basílica y el palacio ducal.[7]

Los procuradores tuvieron la idea de marcar la entrada que conduce a las Mercerie, una hilera de calles comerciales que conectan San Marcos con el Rialto, mediante una torre que tendría la apariencia de una puerta de la ciudad. La obra, iniciada en 1496, fue confiada a Mauro Codussi. Esa torre del reloj tiene cinco niveles superpuestos: en la base, un arco de medio punto da acceso a las calles de la Mercería; luego, un gran reloj circular; la terera planta corresponde a una Virgen y el Niño al que los Reyes Magos rinden homenaje el día de la Ascensión; sobre ella, el León de San Marcos sobre un fondo de un cielo azul estrellado; y en lo alto, como coronación, dos moros cuyos mazos golpean la campana para dar las horas.[7]

Reconstruido en el siglo XII, el campanile fue alcanzado por un rayo en 1489. Mientras se estaba reconstruyendo fue de nuevo dañado por un terremoto en 1511. Bartolomeo Bon terminó su restauración en 1517, manteniendo muy poco de su forma original. El cuerpo principal es de ladrillo rojo sobre el que destaca la piedra blanca de la cámara de las campanas. Arriba, un ático sostiene una aguja piramidal, cuya punta está coronada por un ángel dorado esculpido por Sansovino.[7]

En 1530, los procuradores encargaron a Jacopo Sansovino la construcción de una biblioteca en el lado oeste de la Piazzetta. Se convirtió así en una especie de segundo foro. En 1557 reconstruyó la pequeña logia al pie del campanario.[7]​ Encargo público, la larga fachada de la biblioteca es intencionadamente muy decorativa. Situada frente al Palacio Ducal, tiene los mismos soportales en la planta baja que las Procuradurías y forma una logia abierta continua para los puestos que siempre se han instalado en la plaza. La Zecca, junto a ella, con sus columnas salientes, sus proporciones completamente diferentes, es mucho más compacta y de apariencia deliberadamente defensiva. El objetivo era dar una apariencia de estabilidad y seguridad al lugar donde se acuñaba la moneda de la República.[18]

El rosa pálido y crema del pavimento del Palacio Ducal, el ladrillo del campanario del color de las hojas muertas, los mosaicos de la basílica, las cúpulas de cobre verde, la luz a menudo cegadora y los reflejos del agua se suman a los efectos arquitectónico para obtener una puesta en escena característica del arte veneciano, totalmente ajena a la arquitectura romana y florentina.[18]

La plaza de San Marcos adquirió su aspecto definitivo cuando, en 1580, el Senado decidió construir unos nuevos alojamientos para los Procuradores al sur, alineados en el lado norte de la Biblioteca. Vincenzo Scamozzi, discípulo de Palladio, hizo demoler el antiguo hospicio de Orseolo para empezar los trabajos. Después de serias discusiones sobre el estilo del edificio, que oponían a los proponentes del arte «a la antigua» a los de la tradición veneciana, las Nuevas Procuradurías, completadas en 1640 por Baldassare Longhena, permanecen cercanas en el espíritu de estilo de la Biblioteca de Sansovino.[7]

 
Campanile y Procuraties Nuove

Palacio y Scuole renacentista

Archivo:Scuola Grande di San Rocco
La Scuola Grande de San Rocco (1517-1549)
 
Los lateralles de los palacios que abren al Gran Canal son mucho más simples. (Palazzo Corner della Ca' Granda, de Jacopo Sansovino)
 
Palacios venecianos en terraferma: Michele Sanmicheli, Palazzo Bevilacqua, Verona, comenzado en 1529
 
Palazzo Chiericati de Palladio, Vicenza, desde 1551, ejemplo de la evolución d elos palacios en terraferma.

La alineación de los palacios abiertos al Gran Canal proporciona a la arquitectura veneciana una escenografía poco común. La planta baja, a nivel del mar, está reservada para las cocinas y las oficinas; en el primer piso, una gran estancia, en el medio del edificio, da al canal, la arteria principal de la ciudad. La escalera queda relegada a la parte trasera de la casa; las ventanas principales se agrupan en una serie de vanos con columnas que a veces aún coexisten con una forma modificada de ventana gótica.[18]

La ciudad acoge con circunspección la simplicidad equilibrada de las superficies y de las proporciones de la arquitectura antiguizante, estando la riqueza decorativa anclada en el temperamento veneciano. En el siglo XVI, los palacios venecianos abandonan el ladrillo por la piedra, más noble pero más fría. Favorecen la monumentalidad, la simetría y la armonía. Sus fachadas enfatizan fuertemente las horizontales y las verticales mediante cornisas, pilastras o columnas al estilo antiguo, sus ventanas renuncian a los arcos quebrados por el arco de medio punto. Lesenas y pilastras están talladas con motivos «a la Antigua», jarrones, bucranes, hojas de acanto o de laurel, figuras de animales. El arte renacentista se integra sin destruir el pasado: el gusto por los chapados y el color, de la tradición bizantina, sigue manifestándose.[7]

Uno de los primeros palacios renacentistas fue el palacio Darío, cerca de la iglesia de La Salute, construido entre 1487 y 1492 por Pietro Lombardo. Su estrecha fachada tiene una refinada decoración de mármol policromado. Entre los arcos de medio punto destacan unos rosetones de piedra en forma de espiral. Los valores decorativos siguen prevaleciendo aquí; la construcción permanece ligera gracias a las ventanas cuádruples que se repiten en los tres pisos de su fachada.[7]

El arte renacentista triunfa en el Palacio Corner Spinelli, construido a partir de 1490 por Marco Codussi para la familia Lando. Su fachada, a lo largo de la cual corren balcones, presagia la del palacio Vendramin. Se disponen, entre los huecos de los pisos, discos de mármol; los almohadillados del nivel inferior son una herencia toscana.[7]

Mario Codussi construyó entre 1502 y 1509 el palacio de Calergi-Vendramin para Andrea Loredan, quien presidía el Consejo de los Diez y que estaba relacionado con el gran dogo Leonardo Loredan, quien luego abogó por la austeridad y la abstención de gastos suntuarios tras la derrota de Agnadello. Su fachada explota y repite doce veces una «célula de base» que le da su unidad, compuesta por dos ventanas gemelas coronadas por un óculo circular y un arco de medio punto que las remata a ambas. La sucesión de los tres órdenes, dórico, jónico y corintio, se respeta en los tres niveles separados por entablamentos continuos subrayados por fuertes cornisas, convirtiéndose la última en un elegante friso de buena altura. La presencia de discos de colores en los intervalos de los vanos marca el acento veneciano.[7]

La Scuola Grande di San Rocco, construida entre 1517 y 1549, se asemeja al palacio Calergi-Vendramin por la presencia en su planta baja de las mismas ventanas compuestas «a la Codussi». Arriba, sin embargo, los vanos geminados están rematados con un frontón triangular. Columnas acanaladas, pilastras con capiteles corintios, mármoles policromados y un friso superior le confieren una gran suntuosidad. Bartolomeo Bon fue el arquitecto de la planta baja, Santo Lombardo y Scarpagnino la completaron.[7]

El palazzo Corner della Ca' Granda fue construido a partir de 1532 por Jacopo Sansovino a petición de Jacopo Cornaro. Es de dimensiones imponentes y su fachada tiene un sótano con salientes con tres arcos monumentales, así como grandes vanos entre columnas dobles en la planta superior. En el interior hay un atrio y un peristilo, que recuerdan a la Antigüedad romana.[7]

El Palacio Grimani, construido entre 1557 y 1561 por Sammicheli para el senador Girolamo Grimani, destaca por su puerta de agua, un verdadero arco de triunfo romano con tres arcos, uno grande y dos pequeños, estructura reproducida de forma simplificada en dos pisos superiores, confiriendo al edificio su unidad.[7]

Humanismo

La sociedad patricia veneciana se vuelve al humanismo hacia mediados del siglo XV, corriente que se había impuesto en Padua desde 1405 a través de su universidad. Aparecen centros intelectuales activos, como el del monasterio de camaldulense de San Michele di Murano, que tenía una rica biblioteca. En 1408, se abre la Escuela de Rialto, escuela de lógica y de filosofía, primero privada, luego pública a partir de 1441. En 1446, se funda la Escuela de humanidades de San Marcos que enseña derecho, lógica, filosofía y teología, y fue un foco de estudio de los autores italianos. El humanismo veneciano es menos pagano o lacico que el humanismo florentino. Se guía ante todo por la cultura helenística y pretendía armonizar con el servicio del Estado, considerando que los estudios clásicos eran los más indicados para formar a políticos y diplomáticos de calidad. Las grandes familias practicantes de la ciudad dan a Venecia sus gobernantes y administradores, así como sus humanistas más eminentes.Venecia seguía siendo una ciudad tolerante, un asilo del pensamiento libre. En 1516, Pomponazzi pudo afirmar que el alma era mortal porque estaba ligada a la materia sin que eso mereciese represalias.[7]

Después de la caída de Constantinopla en 1453, los intelectuales griegos primero huyeron a Venecia, que se benefició entonces de una gran transferencia de conocimientos. Desde 1460, Jorge de Trebisonda y otros profesores eminentes como Marcus Musurus y Janus Lascaris, enseñaron en la Escuela de San Marcos. El cardenal Bessarion es uno de esos «desarraigados»[27]​ que lucharon por salvar del «naufragio de la barbarie»[28]​ el legado de la cultura griega. Su rica biblioteca tenía 432 códices griegos y latinos que donó en 1464 a la ciudad de Venecia, esperando que todos pudieran consultarlos. Venecia decidió entonces construir una biblioteca pública. La erección de la Biblioteca Marciana no se finalizará hasta 1537.[7]

Uno de los patricios humanistas más famosos fue Hermolao Barbaro (1453-1493), sobrino del dogo Andrea Vendramin, que reunía en su palacio a quienes estaban animados por la misma curiosidad por la cultura griega. Ocupó varios cargos y fue embajador en Roma. Visitó a Lorenzo el Magnífico en el momento en que Marsilio Ficino traducía a Platón y daba una enseñanza en Padua sobre Aristóteles, del que traduce y comenta los escritos.[7]

El editor Aldo Manucio se rodeó de eruditos, historiadores, geógrafos y cronistas entre los que se encontraba Marin Sanuto, autor de los Diarii, que forman a su alrededor la Academia Aldine, donde era necesario el conocimiento del griego antiguo para convertirse en miembro. Erasmo la frecuentaba cuando fue a Venecia en 1508.[7]

Tipografía y edición

 
Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, edición de Aldo Manucio (1499)

En 1469, los tipógrafos alemanes Jean y Wendelin de Spire crearon la primera imprenta en Venecia. En 1471 se concedió un privilegio exclusivo de cinco años al último de llos, pero murió un año después. Otros talleres, incluido el del francés Nicolas Jenson, se crearon de inmediato. Banqueros y fabricantes, como los Agostini y los Priuli, invirtieron en impresión.[7]​ La actividad fue tan exitosa que hacia el final del siglo XV, había ya casi doscientos impresores activas, garantizando a la ciudad una hegemonía tanto técnica, cultural y artísticamente.[Ve. 12]​ El libro respondía a las preocupaciones concretas de los venecianos porque era uno de los objetos de comercio más interesantes. Los problemas de monopolio y de plagio aparecen a partir de 1490, lo que empuja a la edición veneciana a organizarse en la poderosa corporación Arte della stampa, cuando entran en vigor las primeras medidas tomadas para proteger los derechos de autor. Las ediciones económicas doblaban la publicación de los textos grandes, que alcanzaron grandes tiradas.[7]

A partir de 1490, Aldo Manucio publicó ediciones de alta calidad de obras clásicas y contemporáneas. Originario de Roma, consiguió el apoyo de empresarios para su empresa, académicos y cartas para la constitución de textos. Fue un profesor que hablaba griego con fluidez y un humanista que veía su actividad como un apostolado.[7]​ La novela alegórica de Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, publicada por Manucio en 1499, constituye una obra maestra del arte tipográfico de la época: los personajes del texto están armoniosamente ligados a las ilustraciones xilográficas y a los motivos ornamentales de una delicada inspiración clásica.[Ve. 8]​ Manuciopublicó textos sagrados, obras latinas e italianas, y fue el primero en publicar obras griegas en lengua oriental gracias a los manuscritos del cardenal Bessarion.[7]

La cultura griega pudo sobrevivir después de la caída del Imperio bizantino principalmente gracias a Venecia, que siguió siendo el principal centro de impresión de libros griegos hasta 1829.[7]

Los editores de la Venecia renacentista daban una versión figurada de lo que la antigüedad tenía de más amable en una forma ligera, directa y accesible. Los libros ilustrados cuentan la Fábula o la Historia Antigua de una manera agradable y popular en la que los artistas suelen encontrar su inspiración, denigrando los tratados eruditos.[7]

La música fue impresa ya en 1501 con notable perfección tipográfica por el editor Ottaviano Petrucci, que ostentaba el privilegio exclusivo de este tipo de edición.[7]

Notas

  • Pierluigi De Vecchi; Elda Cerchiari (1999). I tempi dell'arte (en italiano) 2. Milan: Bompiani. ISBN 88-451-7212-0. De Vecchi-Cerchiari. 
  1. Denys Sutton (1 novembre 1979). Venetian Painting of the Golden Age (en inglés). Apollo. p. 374. .
  2. Patricia Fortini Brown (2008). La Renaissance à Venise (en francés). Paris: Flammarion. p. 175. ISBN 978-2-08-121696-9.  Texto « (original, en.) » ignorado (ayuda).
  3. Freedberg, 1993, p. 123
  4. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas :3
  5. Franco Cardini; Marina Montesano (2006). Storia medievale (en italiano). Florence: Le Monnier Università. p. 470. ISBN 88-00-20474-0. Cardinimontesano. .
  6. Valcanover, 2007, p. 488.
  7. Jean-Michel Brèque,.
  8. Giovanni Carlo Federico Villa,.
  9. Daniel Arasse (2008). L'Homme en perspective - Les primitifs d'Italie (en français). Paris: Hazan. p. 336. ISBN 978-2-7541-0272-8. 
  10. Jean-Michel Brèque, 2011, p. 434.
  11. «telero in vocabolario - Treccani». treccani.it (en italiano). Consultado el 15 de septiembre de 2020. .
  12. Zuffi, 2007, p. 148.
  13. Daniel Arasse (2008). L'Homme en jeu - Les génies de la Renaissance (en français). Paris: Hazan. p. 360. ISBN 978-2-7541-0427-2. 
  14. Fregolent2001,, p. 10 et 14.
  15. Costantino Porcu (a cura di) (2004). Dürer (en italiano). Milan: Rizzoli. p. 56. .
  16. Fregolent, 2001, p. 20.
  17. Fregolent, 2001, p. 50.
  18. Linda Murray,.
  19. Giuseppe Fiocco (1935). «Paolo Veronese in "Enciclopedia Italiana"». treccani.it (en italiano). Consultado el 28 de agosto de 2020. .
  20. Jean-Michel Brèque (mai 2011). Venise (en francés). Paris: Presses Universitaires de France. p. 435. ISBN 978-2-13-059061-3. 
  21. Perocco-Salvadori. Civiltà di Venezia (en italiano). La stamperia di Venezia editrice. pp. 821-824. .
  22. Howard,, p. 9.
  23. Chahil. «Der Architekt Jacopo Sansovino und die Loggetta von 1540 in Venedig». andrechahil.com (en alemán). Consultado el 28 de agosto de 2020. .
  24. Howard,.
  25. Howard,, p. 155.
  26. Gustavo Giovannoni (1935). «Palladio, Andrea in "Enciclopedia Italiana"». treccani.it (en italiano). Consultado el 28 de agosto de 2020. .
  27. Adjetivo de Fernand Braudel.
  28. Chateaubriand

Referencias

Bibliografía

  • Daniel Arasse (2008). L'Homme en jeu - Les génies de la Renaissance (en français). Paris: Hazan. p. 360. ISBN 978-2-7541-0427-2. 
  • Daniel Arasse (2008). L'Homme en perspective - Les primitifs d'Italie (en français). Paris: Hazan. p. 336. ISBN 978-2-7541-0272-8. Arasse2008a. 
  • Jean-Michel Brèque (mai 2011). Venise (en francés). Paris: Presses Universitaires de France. p. 435. ISBN 978-2-13-059061-3. Jean-Michel Brèque. 
  • Patricia Fortini Brown (2008). La Renaissance à Venise (en fr (original, en.)). Paris: Flammarion. p. 175. ISBN 978-2-08-121696-9. 
  • Sydney Joseph Freedberg (1993). Painting in Italy, 1500–1600 (en inglés). Yale. p. 761. ISBN 0-300-05587-0. Freedberg. 
  • Alessandra Fregolent (2001). Giorgione — il genio misterioso della luce e del colore (en italiano). Milan: Electa. p. 143. ISBN 88-8310-184-7. Fregolent2001. 
  • Deborah Howard (1987). Jacopo Sansovino Architecture and Patronage in Renaissance Venice. (en inglés). New Haven/London: Yale University Press. p. 194. ISBN 0-300-01891-6. Howard. 
  • Roberto Longhi (1985). ViViatico per cinque secoli di pittura veneziana (en italiano). Florence: Sansoni. Longhi2005. 
  • Frank Jewett Mather (1936). Venetian Painters (en inglés). New York: H. Holt. 
  • Linda Murray (1995). La Haute Renaissance et le maniérisme (en francés). Paris: Editions Thames & Hudson. p. 287. ISBN 2-87811-098-6. Linda Murray. 
  • Pietro Selvatico; Vincenzo Lazari; Rinaldo Fulin; Pompeo Molmenti (institucional) (1881). Guida artistica e storica di Venezia e delle isole circonvicine (en italiano). G. Antonelli. p. 488. 
  • Francesco Valcanover (2007). Venezia alla fine del Quattrocento, in Pittori del Rinascimento (en italiano). Florence: Scala. p. 640. ISBN 978-88-8117-099-9. Valcanover2007. .
  • Giovanni Carlo Federico Villa (2012). Cima da Conegliano, maître de la Renaissance vénitienne — [exposition, Paris, Musée du Luxembourg, 5 avril-15 juillet 2012] (en fr (original, it.)). Paris: Réunions des Musées nationaux - Grand Palais. p. 232. ISBN 978-2-7118-5990-0. Giovanni Carlo Federico Villa. 
  • Stefano Zuffi (2004). Il Quattrocento (en italiano). Milan: Electa. p. 381. ISBN 88-370-2315-4. Zuffi2004. 
  • Stefano Zuffi (2005). Il Cinquecento (en italiano). Milan: Electa. p. 383. ISBN 88-370-3468-7. Zuffi2005. 
  • Stefano Zuffi (2007). Grande atlante del Rinascimento (en italiano). Milan: Electa. p. 429. ISBN 978-88-370-4898-3. Zuffi2007. 

Véase también

renacimiento, veneciano, renacimiento, veneciano, declinación, arte, renacimiento, desarrolló, venecia, entre, siglos, arte, renacentista, llegó, veneto, través, estancia, donatello, ciudad, padua, 1443, 1453, luego, difundió, también, pintura, través, squarci. El renacimiento veneciano es la declinacion del arte del Renacimiento que se desarrollo en Venecia entre los siglos XV y XVI El arte renacentista llego al Veneto a traves de la estancia de Donatello en la ciudad de Padua de 1443 a 1453 y luego se difundio tambien en la pintura a traves de Squarcione y de sus alumnos Poco despues el nuevo estilo con Giovanni Bellini llego a Venecia tradicionalmente vinculada a la cultura gotica tardia luego un arte ya veneciano fue revolucionado por Giorgione y a principios del siglo XVI por Tiziano esa epoca finalizo con Veronese y Tintoretto que fallecio en 1594 y que marco el paso hacia el manierismo La influencia del arte veneciano no ceso con el fin del Renacimiento y persistio a traves de los criticos de arte y de las obras de artistas que proliferaron por toda Europa hasta el siglo XIX 1 Giorgione y o Tiziano Concierto campestre ca 1510 El Renacimiento veneciano tiene caracteristicas propias que lo distinguen de otros centros del Renacimiento italiano La Republica de Venecia geograficamente era muy distinta de las diversas ciudades estado del momento debido a su ubicacion en una laguna que aislaba a la ciudad politica economica y culturalmente Ademas otros factores influyeron su propio y vasto imperio comercial la persistente herencia bizantina y la existencia de una estructura politica y social capaz de integrar a los extranjeros 2 Aunque ya antes de 1500 habia comenzado un largo declive del poder politico y economico de la Republica Venecia seguia siendo hasta ese momento la ciudad italiana mas rica poderosa y poblada 3 Controlaba importantes territorios del continente conocidos como terraferma que comprendian varias pequenas ciudades donde operaban artistas de la escuela veneciana en particular en Padua Brescia y Verona Los territorios de la Republica tambien incluian la Istria y Dalmacia y las islas de la costa croata que tambien participaban en las creaciones de la escuela veneciana Los grandes pintores venecianos del siglo XVI rara vez fueron de la misma ciudad y algunos trabajaron principalmente en otros territorios de la Republica o incluso fuera 3 Aunque no haya sido un centro importante del humanismo renacentista Venecia fue el centro de publicacion de libros en Italia las ediciones venecianas se distribuiann por toda Europa Aldo Manucio fue el impresor editor mas importante pero no estaba aislado Indice 1 Especificidades venecianas 1 1 Situacion geografica 1 2 Imperio comercial 1 3 Paradigma bizantino 1 4 Estructura social 1 5 Politica artistica 2 Primer Renacimiento en Venecia 2 1 Contexto historico del primer Renacimiento 2 1 1 Primera mitad del siglo XV 2 1 2 Segunda mitad del siglo XV 2 2 Pintura 2 2 1 Taller de los Vivarini 2 2 2 Antonello da Messina 2 2 3 Taller de los Bellini 2 2 3 1 Jacopo Bellini 2 2 3 2 Gentile Bellini 2 2 3 3 Giovanni Bellini 2 2 4 Cima da Conegliano 2 2 5 Vittore Carpaccio 2 3 Escultura 3 Alto Renacimiento en Venecia 3 1 Contexto del Alto Renacimiento 3 2 Pintura 3 2 1 Durero en Venecia 3 2 2 Artistas lombardos en Venecia 3 2 3 Giorgione 3 2 4 Actividad tardia de Giovanni Bellini 3 2 5 Inicios de Sebastiano del Piombo 3 2 6 Inicios de Lorenzo Lotto 3 2 7 Tiziano 3 2 8 El Pordenone 3 2 9 Paris Bordone 3 2 10 Andrea Schiavone 3 2 11 Paolo Veronese 3 2 12 El Tintoreto 3 2 13 Jacopo Bassano 3 2 14 Posteridad de la escuela veneciana 3 3 Arquitectura y urbanismo 3 3 1 Arquitectos 3 3 1 1 Siglo XV 3 3 1 1 1 Jacopo Sansovino 1527 1570 3 3 1 1 2 Andrea Palladio 3 3 2 Iglesias renacentistas 3 3 2 1 Antes de Palladio 3 3 2 2 Iglesias de Palladio 3 4 Plaza y plazuela de San Marcos 3 5 Palacio y Scuole renacentista 4 Humanismo 5 Tipografia y edicion 6 Notas 7 Referencias 8 Bibliografia 9 Vease tambienEspecificidades venecianas EditarEl arte y la arquitectura en Venecia se caracterizan por una especificidad llamada venezianita los artistas y artesanos venecianos han creado un arte cuyas caracteristicas formales se distinguen inmediatamente de las de otras ciudades italianas riqueza cromatica importancia dada a los motivos y a las superficies a la luz al detalle de circunstancia gusto por el pastiche y conservadurismo Cuatro factores significativos explican esta particularidad una situacion geografica propicia un vasto imperio comercial una herencia bizantina persistente y una estructura politica y social coherente capaz de integrar a los extranjeros 2 Situacion geografica Editar Completamente separada de tierra firme hasta medidado el siglo XIX Venecia es accesible solo por mar y se revela de inicio visualmente como una panoramica La ciudad esta formada por pequenas islas unidas entre si por puentes que salvan estrechos canales No tiene murallas a excepcion de las dos fortalezas que cierran el puerto La seguridad de la que favorece la eclosion y el desarrollo durable de una rica tradicion artistica 2 Venecia es la unica ciudad importante de Italia que no se construyo sobre fundaciones antiguas A finales de la Edad Media una tradicion afirmaba que las islas habian sido ocupadas por un grupo de nobles troyanos llegados tras la caida de Troya La ciudad seria por tanto segun este mito mas antigua que Roma y por tanto superior a ella Otra leyenda situa su fundacion oficial en 421 el dia de la fiesta de la Anunciacion cuando se coloca la piedra angular de la iglesia del Rialto testimonio de sus ancestrales origenes cristianos Durante el Renacimiento la participacion artistica de Venecia en la renovacion de la Antiguedad se caracterizo por un enfoque romantico y nostalgico derivado de esa doble herencia mitica 2 Una iglesia parroquial rodeada de casas y comercios se encuentra en el centro de la mayoria de las islas que la forman cada isla es autonoma los transportes se hacen por embarcaciones Los puentes conectan las calles principales atravesando los canales a veces tomando angulos singulares La asimetria es omnipresente ya sea en el laberinto de calles en la planta de los edificios o en las fachadas de los palacios de estilo gotico La plaza de San Marcos ella misma es trapezoidal La forma de la ciudad esta determinada por el deposito de las mareas ascendentes y descendentes que dibujan el patron irregular El gusto por la composicion asimetrica presente en la pintura veneciana durante todo el Renacimiento es una emanacion de ese entorno fisico inmediato 2 El acercamiento veneciano al color pudo haber tenido sus fuentes en los canales de la ciudad y en la extension de la laguna al producir la luz en la superficie del agua efectos cromaticos particulares diferentes en cada momento del dia 2 Imperio comercial Editar Las actividades comerciales de Venecia le permitieronn establecer relaciones comerciales con el mundo islamico Al final del siglo XII Venecia disponia de asentamientos permanentes en muchas de las islas del mar Egeo Despues de 1204 y de la culminacion de la Cuarta Cruzada la basilica de San Marcos considerada como la capilla del dogo se convirtio a la vez en el escaparate de los premios de guerra y en el relicario de los tesoros espirituales los mas visibles de ellos llegados de Constantinopla como la cuadriga de bronce colocada sobre el portal principal en la plaza 2 Venecia jugo a diferencia de otras republicas maritimas el papel de almacen principal y de tienda del mundo entero Los venecianos incluso aquellos que nunca abandonaban la laguna tenian acceso a una amplia variedad de alimentos tanto ordinarios como exoticos La mayoria de esos productos llegaban a Venecia para ser reenviados El ojo veneciano era de hecho experimentado y agudo en materia de color de materiales y de motivos sabia apreciar la complejidad visual del ensamblaje reuniendo fragmentos dispares como testimonian los bajorrelieves que adornan las fachadas de los palacios y que estan dispuestos sin preocuparse por la integracion en un todo coherente Los artesanos venecianos tambien fueron maestros en el arte de la copia de toda suerte de objetos y daban muestra de una gran habilidad cuando hacia falta adaptar una invencion a un uso moderno 2 Paradigma bizantino Editar Paolo Veneziano Poliptico de Santa Chiara El oro es omnipresente en la basilica de San Marcos las teselas de vidrio de los mosaicos tienen un color que varia con los cambios de luz El enfoque cromatico de los pintores venecianos del Renacimiento proviene en particular de los colores vivos y de los tintes orquestados y unidos en el mismo tono calido que se encuentra alli Tambien retoman el sentido de la construccion de la superficie de cerca el ojo ve en el mosaico trozos distintos de un solo color a distancia el pensamiento funde esos trozos en una superficie unica 2 Los artistas del Renacimiento restauraron ciertas piezas de mosaico o crearon otras nuevas a partir de sus dibujos Paolo Veneziano ca 1290 1358 1362 introdujo con el Poliptico de Santa Chiara el tipo de poliptico que se convertira en norma en Venecia combinando elementos goticos y bizantinos en una sintesis nueva Utilizo una tecnica de miniaturista basada en una cuidadosa observacion de los detalles intimos Los lujosos tejidos que llevan las figuras sagradas son un testimonio indirecto del comercio con el Lejano Oriente Los colores resplandecientes son utilizados a la manera veneciana con reserva y sutileza Son transformados en una rica armonia cromatica gracias a las virtudes unificadoras del fondo dorado 2 Durante el Quattrocento los valores ornamentales de los mosaicos de San Marcos aun atraian a los artistas que los reinterpretaban para satisfacer a las nuevas exigencias del naturalismo Pocos artistas continuaban utilizando pan de oro para los fondos de sus retablos Gentile Bellini por su tecnica busco reproducir en su pintura al oleo las propiedades luminosas de las teselas de vidrio Consiguio dar la impresion de un resplandor interior de una luz que parece exhalar desde las profundidades del cuadro imprimando el lienzo o el panel que revistio de blanco Como Bellini Tiziano a veces utilizo barniz para conseguir transparencia y luminosidad pero sobre todo la superficie de textura irregular se va a convertir en una de las caracteristicas de la escuela veneciana La pintura al oleo se aplicaba con un pincel o se extendia en pequenos puntos dejando visible el lienzo que esta groseramente tejido La materialidad no disimulada del lienzo y de la pintura recuerda la naturaleza tangible del mosaico 2 Los artistas renacentistas consideraban la textura los colores y las cualidades de los mosaicos de San Marcos como modelos esenciales de composicion Descubrian en ellos un acercamiento sutil al color lecciones de tecnica artistica modelos de composicion el respeto por la superficie y una manera de percibir y de representar la luz como un pujante agente de revelacion de la forma 2 Estructura social Editar Basilica de San Marcos cupula de Pentecostes Venecia siempre ha sido una ciudad de inmigrantes donde han estado representadas todas las regiones de Italia y de la zona del Adriatico Testimonian esto las parejas de personajes ubicadas en la base de la cupula del Pentecostes de la basilica de San Marcos estan personalizadas por el vestuario el rostro la piel y el color del cabello de diferentes regiones del mundo precisiones especificas de Venecia A finales del Quattrocento la actividad comercial y la inmigracion ligada al avance hacia el oeste del Imperio turco crearon alli una de las poblaciones mas heterogeneas de Europa lo que contribuyo al caracter cosmopolita de la cultura veneciana 2 La organizacion social de la Republica tenia un impacto significativo en los encargos artisticos Se fomentaba fuertemente el consenso y se frenaba la glorificacion individual en particular de los practicantes y de los cittadini para evitar los celos y una competencia poco fraternal Solo las capillas y los palacios familiares todavia se ajustaban a los modelos preexistentes El sentido de participacion en una empresa comun animaba a la poblacion Esta era una de las razones por las que los encargos procedentes del gobierno y de las scuole fuesen mas importantes que en otros lugares El compromiso con el orden establecido tambien acentuo el lugar que se le concedia a la tradicion artistica Si las estructuras fueron establecidas por la cultura comercial de los practicantes los artesanos y los artistas fueron los autores del cambio estetico insertando el presente en el pasado en un palimpsesto en constante evolucion 2 Politica artistica Editar Desde muy pronto la Republica de Venecia organizo politica y economicamente las profesiones artisticas puestas al servicio oficial del Estado Comprendiendo la importancia que tenia la pintura como medio para formular la cultura y la ideologia de la ciudad en imagenes eficaces Venecia instituyo el cargo de pintor oficial de la Republica el Pittore di Stato desde los primeros anos del Trecento asi como tambien existia un Arquitecto de Estado y un Escultor de Estado En la epoca del dogo Dandolo el pintor oficial era Paolo Venziano actor importante en la definicion del estilo veneciano del Trecento En 1483 Giovanni Bellini es citado en documentos oficiales como Pictor nostri Domini reemplazando a su hermano Gentile que habia sido enviado oficialmente a Constantinopla para pintar el retrato del sultan Mehmed II 4 El titulo de pintor oficial comprendia ventajas economicas considerables como una anualidad fija y la exencion de impuestos debidos a la corporacion pero comportaba cargas precisas que confirmaban el caracter politico de ese cargo el pintor o su estudio debian realizar el retrato del dogo electo que luego se colocaba en varios lugares importantes de la ciudad y de su territorio debia realizar la tabla votiva de la eleccion en la que san Marcos presentaba a la Virgen al nuevo representante de la comunidad y finalmente debia ejecutar el escudo con las armas de la familia del dogo y el frente del altar en tapiceria que el nuevo dogo debia ofrecer a la basilica de San Marcos 4 La continuidad de la escuela veneciana donde el pintor participaba estrechamente en la vida colectiva de la Republica estaba asegurada por este uso oficial y obligatorio de la imagen pintada en las grandes circunstancias politicas de la vida y de la ciudad Esta estructura garantizaba el arraigo del arte en la ciudad una relacion viva que vinculaba al artista con el sentimiento colectivo de la comunidad y permitio a la escuela veneciana realizar en pocos anos la mutacion decisiva que le hizo tomar distancia con la tradicion bizantina que la caracterizaba hasta entonces 4 Primer Renacimiento en Venecia EditarContexto historico del primer Renacimiento Editar Primera mitad del siglo XV Editar Mapa politico de la region en 1402 que refleja el pequeno territorio continental que dominaba la Republica de Venecia Andrea del Castagno Dormitio Virginis et Visitation basilica de San Marcos 1443 Despues de la crisis economica de finales de la Edad Media las familias venecianas cautelosamente buscaron obtener formas de ingresos mas seguras que el comercio como las rentas de la tierra La Republica comenzo entonces un punto de inflexion historico sin precedentes a expandirse hacia el interior una region salpicada de ciudades con un notable desarrollo cultural dominadas por senores locales Inicialmente conquisto tierras hacia los Alpes y en las llanuras entre los rios Adigio y Po hasta llegar a la frontera con el ducado de Milan donde los enfrentamientos con los Visconti fueron numerosos Pronto la region quedo bajo el dominio de los venecianos o de los milaneses En 1405 Venecia ya poseia las ciudades de Verona Padua y casi todo el Veneto En los mares su principal rival seguia siendo la Republica de Genova contra la que Venecia libro cuatro guerras 5 A principios del siglo XV el Veneto era una de las regiones italianas donde el estilo gotico internacional tenia mas vitalidad que en Venecia tambien se habia insertado en la cultura bizantina Las estancias repetidas de artistas como Gentile da Fabriano Pisanello y Michelino da Besozzo dan testimonio de la vitalidad de ese estilo Sin embargo ya en la decada de 1430 las ciudades venecianas en particular Venecia y Padua inauguraron una serie de intercambios con Florencia y la Toscana que llevaron algunas innovaciones en el arte renacentista temprano a traves de la estancia de importantes artistas como Andrea del Castagno Paolo Uccello y Filippo Lippi Despues de todo el humanismo paduano que habia florecido alrededor de su Universidad ya tenia una larga tradicion que habia comenzado con la estadia de Francesco Petrarca con un ambiente lleno de eruditos y anticuarios que intentaban reconstruir el mundo clasico a traves del estudio de hallazgos antiguos Despues de que Donatello permaneciera en Padua entre 1443 y 1453 las novedades del Renacimiento se transmitieron por todo el Veneto En el siglo XVI Venecia estaba en el apogeo de su poder economico centro del trafico y el comercio en toda Europa lugar de encuentro entre el cristianismo Levante y Oriente Hasta que las rutas comerciales del Atlantico y la competencia de los armadores britanicos y neerlandeses en el Mediterraneo la remplazaron Venecia fue tambien el principal punto de conexion con el norte de Europa del comercio de mercancias preciosas del Este Entre los siglos XV y XVI la red de relaciones con Flandes y el sur de Alemania fue densa y entre esas relaciones tuvieron especial relevancia las artisticas Destacan los viajes de Alberto Durero Su papel fue doble agente del movimiento renacentista en su propia tierra germanica e influyente en particular del arte del retrato en Veneto A partir de 1400 ese dialogo se profundizo y se enriquecio con intervenciones artisticas no solo de la zona nordica sino tambien de la Toscana Otro factor que impulso el movimiento artistico fue el desarrollo de la edicion en Venecia Venecia era una ciudad prospera con un gobierno estable y pronto se convirtio en un importante centro de publicaciones En pintura escultura y arquitectura los motivos del gotico tardio se entremezclaban con el sustrato bizantino las sutilezas lineales y cromaticas del gotico permanecian muy proximas a las suntuosas abstracciones que eran el sello de Oriente Los principales logros de la epoca fueron la basilica de San Marcos y el palacio Ducal Ve 1 donde se impuso un estilo arquitectonico veneciano verdaderamente propio liberado de las modas europeas del momento con decoraciones muy ricas ritmos calados y claroscuros de encajes de piedra que se retomara durante los siguientes siglos Ve 2 Los pintores mas importantes de la epoca como los ya citados Fabriano Pisanello y quizas Besozzo trabajaron en la decoracion del palacio de los dogos entre 1409 y 1414 Hoy en dia casi todas sus obras estan perdidas Los artistas corteses fueron apoyados por una escuela local surgida desde el siglo XV con Paolo Veneziano y algunos artistas florentinos que trabajaban en la construccion de la basilica de San Marcos y en las otras iglesias de la decada de 1420 entre ellos Paolo Uccello que residio en la ciudad de 1425 a 1430 y Andrea del Castagno 1442 1443 Sin embargo no inspiraron a los artistas locales y su ejemplo solo lo retomaron artistas de la vecina ciudad de Padua como Andrea Mantegna que ya habia descubierto las innovaciones mas vanguardistas gracias a su proximidad a Donatello Ve 3 Segunda mitad del siglo XV Editar En mitad del siglo XV la expansion de la Serenisima en el continente se intensifico creciendo a expensas de ciudades que eran independientes de Venecia y de la actual Lombardia oriental como Padua Vicenza y Verona Eso le permitio compensar en parte sus perdidas en el extranjero causadas por los otomanos perdidas que no afectaron en ese momento al dominio veneciano sobre los mercados del Este la ciudad permanecio durante mucho tiempo como el entorno donde convergian los traficos del Norte y del Este con encuentros e intercambios a todos los niveles La abundancia economica aseguraba importantes encargos artisticos tanto a nivel comunitario como privado con la aparicion de las primeras colecciones ilustradas y abiertas a novedades incluidas las flamencas Ve 3 A lo largo del Gran Canal florecian los mercados y los almacenes extranjeros 6 La especificidad y el aislamiento cultural de Venecia comenzaron a desvanecerse durante esos anos ya que la ciudad se convirtio en parte del escenario italiano fomentando las relaciones mas estrechas y continuas con las otras regiones de la peninsula Los jovenes patricios venecianos apreciaban las novedades culturales y estudiaran en la Universidad de Padua en la escuela de logica y de filosofia del Rialto y en la de la cancilleria de San Marcos que estaba floreciendo particularmente en mitad del siglo XV 6 El humanismo veneciano se revelo sustancialmente diferente al de Florencia con un caracter mas concreto Se interesaban por los textos politicos y cientificos de Aristoteles y de Plinio el Viejo en particular mas que en los textos literarios a diferencia del humanismo toscano El Renacimiento llego a Venecia principalmente a traves de Lombardia para la arquitectura y la escultura y via Padua para la pintura Ve 4 El progreso cientifico tambien fue importante alli culminando con la publicacion de la Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita de Luca Pacioli 1494 llamado a la Serenissima poco despues de 1470 para ensenar matematicas Pintura Editar Venecia donde aun reinaba el esplendor bizantino y persistia la cultura figurativa del gotico florido adopto tardiamente el estilo pictorico del Renacimiento Inicialmente se desarrollo una reaccion de defensa incluso de sospecha frente a los nuevos estilo con cierto rechazo de lo antiguo como modelo exclusivo y la ausencia propia de la pintura veneciana de temas mitologicos y de alegorias clasicas La evolucion de la pintura veneciana se acelero a partir de la decad de 1460 cuando los Bellini tomaron conciencia de la necesidad de una reforma El movimiento se amplifico con los encargos del gobierno de la Serenissima de grandes pinturas a los talleres 7 8 Los pintores venecianos rara vez se alejaron de su ciudad mientras que fueron muchos los artistas de otros paises invitados a Venecia donde sus obras eran admiradas y estudiadas La decoracion de caracter sagrado permanecia en el corazon de la produccion mientras que los teleri las telas de grandes dimensiones eran prerrogativa de las poderosas scuole cofradias La devocion privada tambien dio lugar al encargo de pequenos pinturas sobre madera fuesen retratos o temas religiosos 8 En pintura los contactos con el Renacimiento paduano aumentaron y fueron mas fructiferos que los de Florencia A mediados del siglo los muraneses Giovanni d Alemagna y Antonio Vivarini trabajaron junto a Andrea Mantegna en la capilla Ovetari El propio Mantegna visito Venecia donde se caso en 1453 con Nicolosia una veneciana hija de Jacopo Bellini Grandes squarcioneschi como Carlo Crivelli Marco Zoppo y Cosme Tura residian en la ciudad donde algunos de ellos dirigieron sus tiendas durante un tiempo Ve 4 Taller de los Vivarini Editar Antonio Vivarini y Giovanni d Alemagna Triptico de la Academia 1446 Bartolomeo Vivarini Virgen y el nino rodeados de santos 1465 Articulos principales Antonio Vivarini Bartolomeo Vivariniy Alvise Vivarini El taller de los Vivarini ubicado en Murano fue creado por Antonio Vivarini ca 1402 ca 1484 quien probo las novedades de la epoca de forma intermitente y que trabajo frecuentemente con su cunado Giovanni d Alemagna Su hermano menor Bartolomeo ca 1432 1499 que residia en Padua tomo el giro mantegnesco asimilando la novedad con entusiasmo pero tambien mostrando ciertas limitaciones como revela el Poliptico de Ca Morosini 1464 de personajes solidos y linea seca con una atencion fijada en la anatomia y en los cortinajes asi como en los perfiles exacerbados pero en el que falta una coherencia constructiva perceptible en las diferentes proporciones entre la Virgen en el centro y los santos en los lados y en la ausencia de unidad espacial de los fondos Ve 4 Bartolomeo Vivarini concibio en 1465 la primera Sacra conversazione de la pintura veneciana La Virgen y el Nino Rodeados de Santos en la que las figuras se dispusieron por primera vez en un unico espacio claramente definido Sin embargo el panel aun conservo su sintaxis de inspiracion gotica 8 El hijo de Antonio Alvise c 1446 1503 asimilo los preceptos de Antonello da Messina suavizando las linealidades paduanas pero fue incapaz de igualar su magia luminista La Sacra conversazione de 1480 es un ejemplo de ello con una luz fria y de colores brillantes en particular gracias a los esmaltes que realzan los contornos Los compromisos entre innovacion y tradicion de los Vivarini que se esforzaban por defender la transmision de una memoria visual que respondia a las expectativas de una clientela apegada a las formas tradicionales mas arcaicas con el encargo de obras de devocion 8 les permitieron una amplia difusion en particular en las zonas menos cultivadas y en las pequenas ciudades de provincia del interior Obras de los Vivarini Antonio Vivarini y Giovanni d Alemagna Coronacion de la Virgen 1444 San Pantaleone Venecia Bartolomeo Vivarini Polyptyque de Ca Morosini 1464 Alvise Vivarini Sacra conversazione 1480 Antonello da Messina Editar Antonello da Messina Retablo de San Cassiano Articulo principal Antonello da Messina Las lineas duras y forzadas de Mantegna se olvidaron pronto con un mayor uso del color y una tecnica mas suave gracias a una asimilacion de las ensenanzas de Piero della Francesca de los flamencos y a principios de la decada de 1470 de Antonello da Messina ca 1430 1479 El pintor siciliano residio en Venecia desde 1474 hasta 1476 pero no se descarta que tuviera la oportunidad de conocer a Bellini unos anos antes en el centro de Italia Se encuentra su influencia en la produccion de Giovanni Bellini como en el Retablo de Pesaro 1475 1485 donde utilizo como fondo una apertura sobre un paisaje que parece extraordinariamente vivo empleado no como un simple telon de fondo sino como una presencia donde el aire y la luz se mezclan El dominio de la perspectiva y la monumentalidad de los personajes tambien contribuyeron a la perfecta armonia entre arquitectura personajes y paisaje Ve 5 El uso de la pintura al oleo tecnica flamenca que los italianos conocian poco o mal y que el difundio en Venecia le permitio mezclar lo cercano y lo lejano mediante efectos luminosos especificos Esa introduccion de la tecnica del aceite jugo un papel importante en la definicion de la escuela veneciana cuyo florecimiento siguio a su llegada 9 Antonello desarrollo entonces un estilo singular que se situaba entre la tradicion del norte de Europa hecha de un uso particular de la luz gracias al uso de la pintura al oleo y la escuela italiana con personajes monumentales insertados en un espacio construido racionalmente como en el Retablo de San Cassiano 1475 1476 que marco una verdadera frontera entre la antigua y la nueva cultura veneciana Los santos fueron dispuestos en el uno al lado del otro en un semicirculo alrededor del trono de la Virgen lo que le dio un aliento monumental mayor al conjunto pero la luz dorada que impregnaba a los personajes fue igualmente innovadora El virtuosismo de la perspectiva y las sutilezas opticas flamencas se combinaron aqui con la geometria de los volumenes Ve 5 Taller de los Bellini Editar Jacopo Bellini Editar Jacopo Bellini El banquete de Herodes ca 1450 Articulo principal Jacopo Bellini Los clientes mas refinados se dirigian primero al taller de Jacopo Bellini ca 1400 1470 que dio el giro al Renacimiento a partir de mediados de siglo aplicando la perspectiva a una serie de vistas fantasticas recogidas de los albumes de modelos Habia sido alumno de Gentile da Fabriano en Florencia en 1423 7 pero tambien pudo descubrir esas novedades en Ferrara donde quiza conociese a Leon Battista Alberti por intermedio de Masolino o mas probablemente en Padua donde los pintores locales ya habian asimilado las lecciones de Donatello Despues de leer la obra Della Pittura de Alberti sintio una autentica fascinacion por la arquitectura y manifesto un gusto cierto por las decoraciones antiguas y por la investigacion como muestran los dos cuadernos de dibujo que dejo conservados en el Louvre y en el Museo Britanico Pinto en 1453 1465 uno de los primeros ciclos sobre lienzo para la iglesia de San Giovanni Evangelista Storie di Gesu e di Maria donde situo las escenas sagradas sobre fondos arquitectonicos construidos segun las leyes de perspectiva albertina que se inscriben en un entramado renacentista que se abre ya no sobre el habitual fondo ricamente decorado sino sobre un paisaje 7 Gentile Bellini Editar Articulo principal Gentile Bellini Gentile Bellini Procesion de la plaza San Marcos 1496 El verdadero giro hacia la pintura renacentista sin embargo fue protagonizado por dos hijos de Jacopo Gentile 1429 1507 y Giovanni ca 1433 1516 que aunque de diferentes maneras retomaron y explotaron plenamente el ejemplo de Andrea Mantegna su cunado y despues de 1474 de Antonello da Messina Este punto de inflexion se remonta a la decada de 1480 cuando los Bellini recibieron el encargo de rehacer la decoracion de la sala del Gran Consejo del palacio de los Dogos conjunto que en principio pedia la tecnica del fresco Este se utilizaba poco en Venecia los pigmentos tenian dificultad para fijarse correctamente en los revestimientos de las paredes debido a la humedad permanente de la laguna Ademas la importante industria veneciana de la vela permitia a los pintores encontrar facilmente un soporte textil asi como una tecnica que les permitia coser las grandes piezas de lienzo para las escenas narrativas de importante tamano La pintura veneciana pudo evolucionar gracias a la conjuncion del oleo como medio y al lienzo como soporte 10 Gentile Bellini pinto principalmente teleri grandes lienzos 11 que decoraban los edificios publicos y las scuole las poderosas cofradias venecianas que reunian a los ciudadanos que ejercian la misma profesion o pertenecian a la misma comunidad extranjera 12 Su pintura permanecio ligada al gusto por lo feerico y por el gotico tardio y estaba desprovista de espacialidad En la Procesion en la plaza de San Marcos 1496 el centro no estaba definido y la perspectiva solo se utilizo en determinadas partes La mirada se encuentra asi vagando entre los diferentes grupos de personajes y los monumentos del fondo La atencion del artista se centro principalmente en la narracion oportuna del evento con personajes lo suficientemente grandes como para permitirle realizar retratos precisos y detenerse en la descripcion de gestos y de disfraces Su analisis objetivo y cuasi cristalizado lo convirtio en un retratista muy cotizado siendo incluso enviado a Constatinopla para representar al sultan Mehmed II Ve 4 Giovanni Bellini Editar Articulo principal Giovanni Bellini Giovanni Bellini Pieta de Brera ca 1455 1460 Giovanni Bellini panel central del Retablo de Pesaro ca 1475 1485 Giovanni Bellini Retablo de San Giobbe 1487 Giovanni Bellini ca 1433 1516 otro hijo de Jacopo fue el pintor veneciano mas importante de su generacion Su estilo se libero rapidamente del estilo gotico tardio gracias al precedente de Andrea Mantegna Como sus compatriotas admiraba la pintura flamenca por su realismo su luz y su profundidad en perspectiva aunque la herencia bizantina aun se percibe en sus primeras obras 7 Destaca entre ellas La Transfiguracion del Museo Correr en la que la linea es seca e incisiva y el reflejo de los suelos es enfatizado en perspectiva por una vision desde abajo del grupo superior que representa a Cristo entre los profetas El enfasis puesto en la luz y en el color que suavizan el paisaje y sumergen la escena milagrosa en una suave atmosfera vespertina derivada de la pintura flamenca la convierte en una obra original Ve 6 Las actitudes de sus personajes son entonces cada vez mas naturales y flexibles en armonia con la filosofia del nuevo credo humanista 7 Al realismo a menudo crudo de Mantegna Giovanni preferia la suavidad y una cromaticidad de transparencia luminosa que sera su sello distintivo Renovo la composicion del cuadro de altar colocando a sus personajes en perspectivas precisas y abriendo el espacio a paisajes de gran frescura y situando la escena piadosa en un mundo natural Sus Virgenes y sus santos tienen majestad y humildad con gran dulzura de expresion compasion o ternura en su tranquilidad meditativa o expectante 7 En la Pieta de la Pinacoteca de Brera los grafismos siguen presentes especialmente en los cabellos pintados uno a uno o en la vena palpitante del brazo de Cristo pero la luz se mezcla con los colores suavizando la representacion gracias a un uso particular de la tempera con trazos muy finos cercanos El patetismo intenso del grupo remite a las pinturas de Rogier van der Weyden El expediente de parapeto que corta las figuras en dos acercandolas al espectador todavia remite a los ejemplos flamencos En el cielo despejado que se vuelve mas brillante a medida que se acerca al horizonte como el amanecer figuran grupos de querubines y de serafines mientras la paloma del Espiritu Santo vuela en el centro El paisaje parece extraordinariamente vivo no una simple decoracion sino una presencia en la que el aire y la luz parecen circular libremente A ello contribuyo el uso de pintura al oleo que permitio mezclar lo cercano y lo lejano gracias a efectos especiales de luz A mediados de la decada de 1470 la composicion del retablo de la Coronacion de la Virgen de Pesaro un oleo sobre madera constituyo una verdadera revolucion la representacion de un gran naturalismo asocia acontecimiento natural verdad historica de la arquitectura gestualidad sagrada y sobrenatural rigurosa geometria del pavimento con las figuras de los protagonistas inmersos en la luz y en el aire 8 Este concepto se desarrollo en El extasis de san Francisco ca 1480 donde el pintor sustituyo el tradicional crucifijo que envia los estigmas al santo por una luz divina procedente de la parte superior izquierda del cuadro que inunda a Francisco arrojando sombras profundas detras de el Francisco de Asis esta representado en el centro longilineo y rodeado de naturaleza La concepcion de la relacion entre el hombre y el paisaje se opone aqui en muchos aspectos a la del humanismo florentino el hombre no es el centro del universo sino una parte de el con la que vive en armonia Expresa una permeabilidad entre el mundo humano y el mundo natural transmitida por el soplo divino que anima a los dos Ve 7 En 1487 con el Retablo de San Giobbe Bellini firmo un cambio decisivo como reaccion a la llegada de Antonello da Massina y a su Retablo de San Cassiano Su Sacra conversazione ocupa un solo panel y donde en Piero della Francesca el abside tenia un rigor matematico filosofico y humanista en Bellini lo esencial sera la amplitud de la construccion que glorifica a la Virgen gracias a un trono armonioso dominado por un mosaico veneto bizantino La distribucion de los personajes siempre simetrica esta sutilmente diferenciada y animada en particular gracias a la aceleracion hacia el centro inferior de los rojos y de los contrastes de colores El grupo de angeles da testimonio de la locura veneciana por la musica y los conciertos mas que de la armonia propiamente celestial Bellini fundo entonces un clasicismo digno del de los pintores de Umbria en el que Giorgione profundizaria mas tarde 9 Desde el final del siglo XV la representacion del paisaje en armonia con el hombre se convirtio en una caracteristica esencial de la pintura veneciana que conocio un desarrollo constante hasta las primeras decadas del siglo siguiente Bellini siguio siendo el protagonista de esa evolucion como se puede constatar en obras como La Transfiguracion de Napoles 1490 1495 visible en el museo de Capodimonte donde se desarrolla la escena sagrada en una representacion de la campina veneciana con una luz calida e intensa Ve 8 Obras de Giovanni Bellini La Transfiguracion 1455 1460 El extasis de San Francisco ca 1480 La Transfiguracion de Napoles 1490 1495 Cima da Conegliano Editar Articulo principal Cima da Conegliano Cima da Conegliano San San Girolamo penitente nel deserto 1495 Museo de Bellas Artes de Budapest Giovanni Battista Cima conocido con el nombre de Cima da Conegliano 1459 1517 fue el principal discipulo de Bellini artista igualmente sensible y original Ve 8 que se instalo en Venecia en 1486 Cima se dedico a la pintura devocional de la que fue el indiscutible maestro a largo de la ultima decada del siglo XV Contribuyo entonces al inmenso exito de dos temas ofrecidos a la devocion privada de los que el y su taller son considerados los mejores artesanos la representacion imbuida de humanidad y dulzura de la Virgen y el Nino que le ofrecia la oportunidad de producir toda una serie de variaciones y de ejercicios sobre el tema de lo divino y lo humano y el de San Jeronimo mas especialmente destinado a estudiosos y orientado a la meditacion sobre la naturaleza del pecado 8 En sus retablos la disposicion espacial esta claramente definida con personajes monumentales inmersos en una luz cristalina que acentua un sentimiento generalizado de paz en unos paisajes en consonancia con la calma de las figuras que reflejan la tranquilidad del alma Siguiendo a Antonello da Messina de quien recibio la leccion por intermediacion de las pinturas de Alvise Vivarini y de la escultura de Tullio Lombardo Cima adopto un punto de vista rebajado donde el hombre gobierna el espacio y la pintura y deviene la medida armonica de ese mismo espacio en una descripcion limpida de la realidad obtenida mediante un dibujo solido y preciso Exploto el brillo de la imprimacion y profundizo en la tecnica del vidriado en busca de una concordancia de tonalidades que pretendian vincular el primer plano con el paisaje lejano 8 Cima tradujo en colores la cultura del proto clasicismo que hasta entonces solo se habia expresado en la escultura y la arquitectura encarnando la adhesion de la pintura a la norma neohelenica de Tullio Lombardo Durante su madurez acentuo ciertas caracteristicas de su arte prestando atencion al detalle monumental introduciendo elementos figurativos en la decoracion arquitectonica y haciendo mas vivo el cuerpo humano a traves de la intensidad de la mirada 8 Vittore Carpaccio Editar Articulo principal Vittore Carpaccio Carpaccio La llegada de los embajadores ingleses ca 1495 Carpaccio Milagro de la Cruz en el Rialto ca 1496 Carpaccio La vision de San Agustin 1502 Un tipo particular de pintura narrativa se desarrollaba en Venecia al mismo tiempo vinculado a los grandes ciclos del teleri diferente al de otras ciudades italianas por la riqueza de elementos descriptivos y evocadores Estaban destinados principalmente a decorar las paredes de las grandes estancias Las telas estaban a menudo dispuestas como largos frisos para cubrir paredes enteras y su apogeo con la elaboracion de esquemas narrativos mas originales coincidio con la ultima decada del siglo XV cuando una decoracion de este tipo fue encargada para la sala del Albergo de la Scuola Grande di San Marco obra colectiva de varios artistas como Gentile y Giovanni Bellini para la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista tambien una obra de varias manos y para la Scuola di Sant Orsola esta ultima obra firmada unicamente por Vittore Carpaccio ca 1465 1525 1526 un veneciano que ya se habia distinguido en el Milagro de la Cruz de Rialto para la Scuola di San Giovanni Ve 9 Carpaccio creo inmensos lienzos con numerosos episodios donde especialmente en su primer periodo la representacion primaba sobre la narrativa siguiendo asi el ejemplo de Gentile Bellini En sus obras la construccion de la perspectiva era rigurosa y la luz permitia conectar la proximidad muy cercana y la distancia extrema en una misma luz suave y dorada que da la sensacion de que el aire circula en la atmosfera Ve 10 En La leyenda de Santa Ursula reunio varios episodios diferentes como en La llegada de los embajadores ingleses 1496 1498 que se suceden en un primer plano que se convierte asi en un verdadero escenario La figura del juerguista personaje en primer plano que mira al espectador animando la representacion es tambien una de sus caracteristicas un recordatorio del caracter del narrador del teatro renacentista Los fondos estan ocupados por vistas muy amplias de ciudades de mares y de campinas que son imaginarios pero que retoman elementos extraidos de la realidad haciendolos familiares a un ojo acostumbrado a ver Venecia y el interior veneciano Ve 10 En el ciclo destinado a la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni que diseno integramente el artista simplifico la estructura narrativa de los lienzos centrandose cada vez en un unico episodio lo que subrayaba su poder evocador y fascinante En la espectacular San Jorge y el Dragon 1502 los personajes se disponen en un arco dinamico que acentua la violencia entre el santo y la criatura Algunos detalles recuerdan el peligro que representa la bestia como los restos macabros que ensucian el suelo mientras que otros estan relacionados con astucias de perspectiva como la corta hilera de palmeras cerca de la ciudad o el arco de rocas que enmarca un velero En San Jeronimo y el leon en el convento 1502 el pintor insiste en la descripcion ironica de los hermanos que huyen al ver al animal mientras que en los Funerales de San Jeronimo insiste en un entorno rural en el ambiente de meditacion y tristeza La obra maestra del artista es La Vision de San Agustin donde el santo humanista esta representado en su estudio lleno de libros y objetos propios del trabajo intelectual con una suave difusion de luz que simboliza la aparicion milagrosa de san Jeronimo al obispo de Hipona En los anos siguientes la produccion de Carpaccio quedo anclada a los patrones del siglo XV Fue incapaz de renovarse y adaptarse a las revoluciones decretadas por la siguiente generacion de artistas venecianos perdiendo el apoyo de los circulos mas cultos y refinados de la ciudad aunque su arte siguiera siendo profundamente veneciano La limitacion historica de Carpaccio radico fundamentalmente en la finalidad misma que asignaba a la pintura la imitacion de la naturaleza que a pesar del complejo significado que tomaba la expresion desde el Quattrocento ya no podia ser suficiente para los artistas o para un ambiente culto que exigia de la pintura otro orden de revelaciones y placeres 13 Despues de dedicarse a la decoracion de scuole menores se retiro a la provincia donde su estilo ya desfasado aun encontraba admiradores Ve 11 Escultura Editar Tullio Lombardo Baco y Ariadna ca 1505 En la segunda mitad del siglo XV los escultores activos en Venecia eran en su mayoria arquitectos o familiares de estos que participaban en sus obras y que se formaban en sus talleres Ese era el caso por ejemplo de los dos hijos de Pietro Lombardo Tullio 1455 1532 y Antonio 1458 1516 que recibieron encargos de grandiosos monumentos funerarios destinados a los dogos de estatuas y de esculturas La produccion de esculturas del periodo no fue homogenea e iba desde el realismo vigoroso y expresivo de Antonio Rizzo estatuas de Adan y de Eva en el Arco Foscari hasta el clasicismo del mismo Tullio Lombardo Baco y Ariadna ca 1505 Ve 12 El taller de Tullio Lombardo recibio el encargo de varios monumentos funerarios de estado el Monumento funerario del dogo Pietro Mocenigo c 1477 1480 presenta una serie de estatuas y relieves que hacen referencia al capitan del mar para celebrar su victoria aunque modesta contra los otomanos en el mar Egeo El monumento se erige como un triunfo recordando algunos mitos simbolicos de la antiguedad como los trabajos de Hercules El Monumento funerario del dogo Andrea Vendramin 1493 1499 cuya estructura arquitectonica se inspiro en el arco de Constantino fue ampliamente copiado en los anos siguientes El difunto esta representado en el centro acostado sobre el sarcofago decorado con personificaciones helenisticas de la Virtud En el luneto el dogo esta representado en un bajorrelieve mientras adora a la Virgen que parece una diosa de la antiguedad clasica El pedestal donde hay una elegante inscripcion en caracteres lapidarios romanos es rico en relieves simbolicos en un estilo que imita a la antiguedad incluso aunque representen figuras biblicas como Judith Originalmente las estatuas antiguas se encontraban en los nichos laterales ahora en el Bode Museum Paggi reggiscud el Museo Metropolitano Adan y en el Palazzo Vendramin Calergi Eva reemplazadas siglos despues por las obras de otros artistas Ve 12 Antonio Rizzo Arco Foscari 1483 1498 Pietro Lombardo Monumento funerario del dogo Pasquale Malipiero m 1462 Pietro y Tullio Lombardo Monumento funerario del dogo Nicolo Marcello m 1474 Pietro Lombardo Monumento funerario del dogo Pietro Mocenigo ca 1477 1480 en la basilica de San Juan y San Pablo Pietro Lombardo Monumento funerario del dogo Andrea Vendramin 1493 1499 Alto Renacimiento en Venecia Editar Mapa politico de la region en 1494 que muestra el avance continental de la Republica de Venecia Contexto del Alto Renacimiento Editar A principios del siglo XVI Venecia controlaba un territorio dividido entre los Domini di Terraferma del Adda al Isonzo y los Stato da mar que se extendian a Istria a Dalmacia a las Islas Jonicas a Creta a las Cicladas y a parte de las Esporadas y de Chipre La ciudad se convirtio en uno de los centros artisticos mas importantes de Italia principalmente gracias al comercio y al mercantilismo asi como a la riqueza de su imperio uno de los mas diversificados de Europa La politica general se oriento entonces hacia la conversion de un imperio maritimo en una potencia continental integrandose en el equilibrio politico entre los estados italianos Venecia sufrio una grave crisis en 1510 cuando fue atacada por el papa Julio II y la Liga de Cambrai tras serios enfrentamientos con los otomanos en el Mediterraneo oriental Pero la situacion se invirtio entonces por completo tras un cambio de alianza por parte del papa y gracias a la fidelidad de parte de las poblaciones que ella controlaba Ve 13 La mayoria de los encargos quedaban en manos del Estado y de la Iglesia Los particulares jugaron un papel menor que en Florencia o en Perugia por ejemplo La imagen era a menudo un instrumento al servicio de la Republica Nada llevo a esta ultima a vivir el ideal republicano como todavia lo hacia Florencia en 1500 y la ciudad no pretendia como Roma fundar sobre la Antiguedad una autoridad universal 13 El pensamiento veneciano esta intimamente ligado a la Universidad de Padua y a su aristotelismo que comenzaba a ir mas alla de la tradicion bizantina La primacia otorgada a la experiencia sobre la idea tambien se adaptaba bien al estado de animo de los comerciantes venecianos Pero sobre todo ese aristotelismo proporcionaba la base teorica desde la que el pensamiento veneciano rechazaba las polaridades irreconciliables entre Idea y Real o entre Naturaleza e Historia Segun Giulio Carlo Argan la experiencia y la existencia concebidas como sintesis de contrarios constituyeron sin duda alguna una contribucion veneciana esencial a la historia del pensamiento del Cinquecento Sus consecuencias sobre la practica pictorica fueron capitales las angustias y los cuestionamientos espirituales tomaron otros caminos El neoplatonismo la filosofia optimista que animaba el mito del Renacimiento tambien estaba presente pero en la atmosfera veneciana cambio de caracter y se volvio mas mundano y sensual Era casi una filosofia del arte de vivir mas que el instrumento de una verdadera vision intelectual del cosmos La concepcion amorosa del neoplatonismo triunfo en Venecia marcando la pintura y distinguiendo asi determinadas obras de Tiziano de obras miguelangelescas o incluso giorgionescas 13 Desde un punto de vista cultural la ciudad se impuso como centro de estudios humanistas principalmente gracias a las imprentas que publicaban los textos clasicos A esto se sumo un gran interes por los estudios arqueologicos los datos cientificos y sobre todo la botanica Uno de los debates que animo la escena cultural veneciana de la epoca fue el de la posibilidad de conciliar la vida contemplativa entendida como una actividad especulativa filosofica y religiosa a realizar en soledad desvinculada de los acontecimientos del mundo y la vida activa entendida como un servicio a la comunidad para la consecucion del honor Si los grandes humanistas venecianos de finales del siglo XV siglo habian tratado de demostrar la posibilidad de una reconciliacion entre los dos opuestos al comienzo del nuevo siglo las dos tendencias parecian ya totalmente irreconciliables La practica contemplativa de los intelectuales venecianos favorecio la difusion de formas particulares de coleccionismos como las de antiguedades de piedras preciosas de monedas de relieves de codices de incunables y de pinturas todas ligadas a las inclinaciones culturales y al caracter del coleccionista La coleccion del cardenal Domenico Grimani es uno de los ejemplos mas famosos Ve 13 La relativa libertad que la oligarquia de la Serenisima garantizaba a sus ciudadanos y visitantes era la mejor entre las que podian ofrecer las cortes italianas y de hecho durante esos anos fue un refugio frecuentado por quienes se vieron envueltos en los peligrosos juegos de poder de sus propios estados Venecia acogio entonces a algunos de los genios italianos y extranjeros mas ilustres Entre esos invitados mas famosos se encontraron Miguel Angel o los exiliados del Saqueo de Roma incluido Jacopo Sansovino que se instalo en la ciudad y llevo alli las innovaciones arquitectonicas desarrolladas en el centro de Italia 14 Pintura Editar En el siglo XVI la pintura veneciana terminaba de afirmarse en un universo original donde reinaban la luz el color y la sensualidad que debia estar conectado con la situacion lagunar de la ciudad 7 Ganaba su prestigio participando activamente en el juego cultural en curso es decir tomando partido en los multiples debates del Renacimiento El apogeo de la pintura veneciana en el siglo XVI esta ligado con la existencia de personalidades artisticas excepcionales pero la aparicion de genios la forma que tomaron sus manifestaciones tambien estuvieron intimamente ligadas al grupo social mas que a la clase social que utilizaba imagenes geniales En comparacion con la produccion contemporanea en Italia la pintura veneciana de la decada de 1530 presentaba una originalidad debido tanto a la relativa facilidad de acceso al contenido de la representacion como al caracter mas libre y energico de sus imagenes A principios de la decada de 1540 los contactos con el manierismo fueron mas determinantes Francesco Salviati estuvo en Venecia en 1539 1540 Vasari especialmente en 1541 1542 y los grabados difundieron alli el intelectualismo exacerbado del Parmesano poniendo al mismo nivel las grandes obras romanas de la decada de 1510 y la posterior produccion di maniera 13 A partir de 1560 Tiziano representa una cierta forma de tradicion veneciana relativamente conservadora La modernidad se encarnaba entonces por un lado por Tintoretto y su dinamizacion gigantesca de la maniera y por otro lado por Veronese y su arte claro Ambos se inspiraron en el manierismo del centro de Italia disenaron grandes ciclos decorativos exaltaron oficialmente las glorias de Venecia y no pudieron someterse al conformismo de la Contrarreforma Tintoretto cuyo estilo domino en la ciudad a finales de siglo se dedico a la exaltacion del espiritu religioso que llevo a Venecia a la guerra contra los turcos y a la victoria mientras que Veronese encarnaba el otro componente esencial del espiritu veneciano la apertura intelectual y el modo de vida civil de una sociedad libre y culturalmente avanzada 13 Alrededor de 1500 Venecia invento la pintura de caballete disenada para el placer de los patricios cultivados de la que La tempestad de Giorgione es un ejemplo 7 Durero en Venecia Editar Alberto Durero La Virgen de la fiesta del Rosario 1506 En 1505 y hasta principios de 1507 el pintor aleman mas importante de la epoca Alberto Durero visito la ciudad de Venecia por segunda vez habiendo estado ya alli en 1494 1495 En ese momento su fama estaba ya muy extendida gracias a una serie de grabados distribuidos por toda Europa Los comerciantes de la Fondaco dei Tedeschi le encargaron entonces un retablo para su iglesia del Rialto San Bartolomeo Ve 14 En el campo de la pintura el maestro aleman asimilo las reglas del arte veneciano de la epoca como el rigor de la composicion piramidal con el trono de Maria en la cima la monumentalidad del conjunto y el esplendor cromatico asi como la representacion precisa de detalles y fisonomias la intensificacion gestual y la concatenacion dinamica entre los personajes Ve 14 Su obra y en particular la La Virgen de la fiesta del Rosario recuerda la tranquila monumentalidad de Giovanni Bellini con un homenaje explicito al angel musico en el centro 15 A pesar de la admiracion general y su resonancia la pintura de Durero tuvo poca influencia en los artistas venecianos a diferencia de sus grabados Si las obras creadas o dejadas en la ciudad de la laguna no son identificables con certeza muchas pistas y citas iconograficas y estilisticas confirman que su estancia no paso desapercibida contribuyendo al nacimiento del tonalismo resultante del sfumato y de la perspectiva aerea 16 Artistas lombardos en Venecia Editar Giovanni Agostino da Lodi Lavado de pies 1500 La presencia e influencia de los artistas lombardos llamados los Leonardeschi en los anos que siguieron estan mas documentadas En Venecia la nacion lombarda se reunia en la Scuola dei Lombardi situada en un edificio construido a finales del siglo XV en la basilica dei Frari Alli predominaban en numero los escultores y canteros incluidos los de la familia Lombardo Desde el final del siglo XV sin embargo algunos pintores estaban presentes y bien integrados entre otros Andrea Solario hermano del escultor Cristoforo autor de pequenos trabajos sobre temas sagrados y Giovanni Agostino da Lodi considerado el primer divulgador de las ideas de Leonardo en Venecia y autor del Retablo de los Barqueros de la Iglesia de San Pietro Martire en Murano 16 Luego llegaron Francesco Napoletano que murio en Venecia en 1501 y Marco d Oggiono antiguo colaborador de Leonardo que ejecuto una serie de pinturas para la Scuola dei Lombardi ahora perdidas y que ciertamente contribuyo a la difusion de las visiones de Leonardo entre los artistas de la Serenissima en particular en Giorgione 16 17 Giorgione Editar Articulo principal Giorgione Giorgione Retablo de Castelfranco ca 1502 Giorgione llego al parecer a Venecia alrededor de 1503 1504 donde fue alumno de Giovanni Bellini al mismo tiempo que Tiziano que tambien le influira Provoco una profunda renovacion del lenguaje pictorico de la laguna en poco mas de diez anos de actividad introduciendo cuatro aspectos nuevos en el arte veneciano el tema laico de pequenas dimensiones para particulares y coleccionistas asi como Bellini habia creado pequenas obras religiosas no destinadas a una iglesia el claroscuro con la progresion de una extrema delicadeza y de paleta muy evocadora el desnudo los paisajes pintados por ellos mismos 18 Libero a la pintura narrativa de su papel de celebracion militar o religiosa con funcion documental que habian practicado Gentile Bellini y Carpaccio y que luego cayo en desuso Con el los temas profanos se multiplicaron se concedio una atencion apasionada a la vida al desnudo al paisaje que ya no era esencialmente sagrado como en Giovanni Bellini sino secularizado y laico 10 Giorgione basaba la construccion y unidad de la pintura ya no en la certeza mensurable de la perspectiva lineal o coloreada sino en la coherencia irrefutable e intangible de la luz En su paleta el blanco que se convertia en luz vibrante y condensacion luminosa jugo un papel nuevo y decisivo 13 Personaje misterioso en muchos aspectos y del que se dispone de muy poca informacion biografica contrastada fue un artista perfectamente integrado en el circulo de los intelectuales aristocraticos para los que creo retratos y sobre todo pequenas obras de complejos significados alegoricos hoy todavia solo parcialmente descifrados Ve 14 Sus simpatias humanistas fueron numerosas Se le conoce por participar en las refinadas celebraciones de los patricios o en las de la reina de Chipre Caterina Cornaro en su retiro de Asolo 7 frecuentado entre otros por Bembo y donde se consagra a la poesia a la musica a la filosofia y al amor Esos circulos humanistas elaboraban la version veneciana del neoplatonismo florentino La atmosfera parece haber sido de una relativa preciosidad en la que se sonaba con la Arcadia donde se evocaba una edad de oro mistica y presente transposicion refinada y casi superficial del optimismo y de la fe mesianica renaciente 13 Poeta musico hombre de mundo amante perfecto tenia todas las caracteristicas del hombre del nuevo siglo 18 Inspirandose en los modelos de Leonardo desarrollo un estilo suave y calido donde el color era maestro a menudo extendido directamente sobre el soporte sin un dibujo preparatorio preciso creaba variaciones de luz mediante manchas de color que definian el volumen de los personajes produciendo ese resultado particular en el que los personajes parecen indisolublemente mezclados con el paisaje La inspiracion del momento comenzaba asi a tomar el relevo del estudio preparatorio Una redaccion cromatica delicada en la que la atmosfera y la armonia entre los personajes y el entorno eran puestos en valor aparecia ya en las obras atribuidas a su primera etapa como la Sagrada Familia Benson o la Adoracion de los pastores Allendale El Retablo de Castelfranco c 1502 muestra una simplificacion estructural innovadora Giorgione situa la Sacra conversazione siempre dispuesta en forma piramidal en un contexto rural mas que arquitectonico como en la tradicion de Giovanni Bellini y sin tener en cuenta el rigor de la perspectiva como se puede ver en la relacion entre la profundidad del trono y el suelo en damero que carece de nitidez Pero sobre todo las figuras de los santos laterales fueron modeladas con suaves transiciones de sombra y luz sobre un fondo con un parapeto rojo que divide la composicion en dos mitades una terrenal y otra celestial El dominio de la perspectiva aerea ya es perfecto los objetos mas distantes estan iluminados por el efecto de la bruma natural Ve 15 Giorgione introdujo aqui un nuevo tipo de logica pictorica que era una logica de sugestion de alusion una logica de lo imaginario que operaba en la imagen que lo empujaba a inventar lo que se convertira en uno de los temas mas vagos y mas vivaces de la pintura occidental la mujer desnuda en un paisaje 13 Los tres filosofos ca 1504 1505 En Los tres filosofos ca 1504 1505 se fusionaron muchos elementos alegoricos quizas en referencia a una representacion de los Magos como reyes sabios El sol se pone y da a la obra una luz calida y suave que acentua la sensacion de suspension y de misterio en la que la aparicion de la estrella quizas el resplandor en la cueva viene a guiar la busqueda cognitiva de los Magos Ve 15 Los colores son habilmente borrosos vividos en primer plano apagados en el fondo 7 La tormenta ejemplo de paisaje en el que se integran perfectamente las figuras alusivas es igualmente compleja rica en significados que se superponen Ve 16 Obras de esta complejidad nacieron en un contexto de relaciones muy estrechas entre cliente y artista que compartian una misma cultura como muestra una carta de Taddeo Albano a Isabel de Este en la que el agente se declaraba incapaz de poder adquirir una obra de Giorgione para la marquesa porque los propietarios no las habrian vendido pour praetio personne habiendo hecho que quisieran disfrutarla para ellos Ve 15 La Venus dormida fue la obra maestra del ultimo periodo de Giorgione una recuperacion iconografica de la antiguedad que tuvo un exito considerable mas alla de Venecia en la que la diosa dormida de limpida e ideal belleza se descubre de sutiles acordes ritmicos con el paisaje que la domina Ve 17 Anunciaba a las mujeres de Tiziano dando a la carne femenina un resplandor y una frescura unicos gracias al suave empaste que da la impresion de una ser epidermis viva 7 La Venus dormida firmo la entrada del erotismo en la pintura culta No es casualidad que Giorgione fuese uno de los iniciadores su actividad como pintor esta intimamente ligada a la corte de Asolo y al humanismo sentimental que envolvia a la exiliada reina de Chipre convertida en pensionista de la Serenisima 13 Hacia 1508 Giorgione recibio el unico encargo publico del que quedan huellas el fresco de la fachada exterior de la Fondaco dei Tedeschi realizado en colaboracion con Tiziano Del ciclo solo queda la figura de un Desnudo muy degradado En otras obras del artista que datan de este periodo son visibles multiples referencias simbolicas y un intenso naturalismo como en el Retrato de una anciana c 1506 Ve 17 Giorgione ejercio una fuerte influencia sobre Bellini pero tambien en la siguiente generacion Palma Sebastiano del Piombo Tiziano Giovanni Gerolamo Savoldo Paris Bordone y Dosso Dossi emprendieron el camino que el habia trazado 18 Obras de Giorgione La tempestad ca 1505 1508 Venus dormida ca 1507 1510 Retrato de una anciana ca 1506 Actividad tardia de Giovanni Bellini Editar Retablo de San Zaccaria 1505 El ejemplo de Giorgione acelero el proceso en curso desde las dos ultimas decadas del siglo XV de la representacion de la profundidad del espacio mediante un efecto de modulacion del aire y de la luz en el que los personajes se insertaban con una calma natural Entre los protagonistas de esas modificaciones se encontraba Giovanni Bellini ya anciano con obras como el El bautismo de Cristo y la Madonna del Prato pero fue realmente con obras posteriores como el Retablo de San Zaccaria donde revelo su asimilacion y apropiacion de la tecnica tonalista de Giorgione En esa obra la estructura arquitectonica se abre en los laterales a vistas despejadas del paisaje que dejan entrar una luz clara y calida destacando la intensa concentracion de los personajes asi como la riqueza cromatica de sus vestimentas Ve 18 Se dio un paso mas en la fusion entre los elementos del paisaje y los personajes con el retablo de San Jeronimo leyendo con San Cristobal y San Luis de Toulouse para la iglesia de San Giovanni Grisostomo que incorporaba ya las ideas de jovenes maestros como Il Giorgione Retablo de Castelfranco o incluso de Sebastiano del Piombo Retablo de San Juan Crisostomo Ve 18 Su renombre que ahora sobrepasaba las fronteras del estado veneciano le permitio recibir numerosas solicitudes de particulares sobre temas raros vinculados con la literatura y el clasicismo En una carta de Pietro Bembo a Isabel de Este 1505 el maestro anciano decia estar plenamente involucrado en las nuevas relaciones culturales en las que el artista participaba entonces en la elaboracion tematica e iconografica del tema solicitado por su cliente Ve 18 Con una notable sensibilidad y una asombrosa apertura mental Bellini reacciono a las invenciones de Il Giorgione y de Tiziano El festin de los dioses es una de sus ultimas obras maestras que hace vislumbrar la serie de decoraciones pictoricas de la sala de Alabastro de Alfonso I de Este En La Embriaguez de Noe el viejo maestro retomo el tema biblico animado por la atmosfera de las bacanales tema recientemente de moda en Venecia Esas dos pinturas muestran claramente la intencion de otorgar a la textura de la materia un papel significativo e incluso emocional hasta entonces desconocido mientras que las apariencias eran mas sugeridas que descritas con precision El trabajo del pintor y la irreductible especificidad del material pictorico tendieron a crear la imagen dotandola de un nuevo poder de sugestion 13 Un ano antes de su muerte en 1515 firmo la Joven desnuda al espejo de un clasicismo limpido en el que el cuerpo de la mujer se modela delicadamente entre la penumbra del interior y la luz que emana de la ventana abierta sobre un vasto paisaje Ve 18 Obras de Giovanni Bellini Madonna del Prato ca 1505 La Embriaguez de Noe ca 1515 Joven desnuda al espejo 1515 El festin de los dioses 1514 Inicios de Sebastiano del Piombo Editar Sebastiano del Piombo Retablo de San Giovanni Crisostomo 1510 1511 El ejemplo de Giorgione fue fundamental en su momento para otro joven artista Sebastiano Luciani conocido mas tarde como Sebastiano del Piombo 1485 1547 Sus inicios pictoricos tuvieron lugar entre 1506 y 1507 con obras inspiradas en Il Giorgione pero presentando una mayor preeminencia plastica y monumental como las puertas del organo con santos de la iglesia de San Bartolomeo en el Rialto o el Retablo de San Giovanni Crisostomo Este ultimo presentaba una atrevida composicion asimetrica con el fondo dividido entre una parte arquitectonica y una apertura a un paisaje segun un esquema que luego sera reutilizado con exito como La Virgen de Pesaro de Tiziano Ve 19 Inicios de Lorenzo Lotto Editar Lorenzo Lotto Pieta de Recanati detalle 1506 1508 Las primeras experiencias de Lorenzo Lotto 1480 1556 activo al menos desde 1503 son mas originales Ese ano estaba en Treviso donde pinto un retrato del margrave Bernardo de Rossi que se caracteriza por una estructura plastica solido y una definicion fisonomista precisa que se hace eco de las sugerencias psicologicas de Antonello da Messina y de la agudeza del arte nordico Poco a poco su lenguaje comienza a alejarse de la cultura del momento para convertirse en una especie de inquietud que se manifiesta tanto en sus elecciones formales como en los contenidos Por ejemplo el Retablo de Santa Cristina al Tiverone aparece como una reposicion del Retablo de San Zaccaria de Bellini pero se distingue de el por un ritmo mas apretado que lleva a los personajes a entretejer miradas y gestos con actitudes agitadas y confusas abandonando toda contemplacion serena y silenciosa La luz es fria e incidente lejos de la atmosfera calida y envolvente de los tonalistas Ve 20 El artista acompana estas resistencias a los principios dominantes de una apertura hacia un realismo mas agudo en la representacion de los detalles un sentimiento mas patetico y una atraccion por la representacion de una naturaleza inquieta y misteriosa propia de artistas nordicos como los de la escuela del Danubio Obras como las Matrimonio mistico de Santa Catalina el San Jeronimo Penitente o el Poliptico de Recanati son ejemplos Ve 21 Retablo de Santa Cristina al Tiverone ca 1504 1506 Retrato del obispo Bernardo de Rossi 1505 Alegoria del vicio y la virtud 1505 San Jeronimo penitente ca 1509 Tiziano Editar Tiziano Milagro de un esposo celoso detalle 1511 Articulo principal Tiziano Tiziano tambien hizo sus primeros pasos en el comienzo del siglo XVI llamado despues de la muerte de Giovanni Bellini el El festin de los dioses y de Giorgione la Venus de Dresde para completar algunas de sus obras Alrededor de la decada de 1510 su impregnacion del arte de Giorgione estaba tan interiorizada que hizo extremadamente dificil incluso para hoy atribuir ciertas obras como el Concierto campestre a uno u otro ahora casi unanimemente atribuida a Tiziano aunque animada de temas intelectualmente queridos a Giorgione Ve 19 El estilo del pintor de Pieve di Cadore pronto se caracterizo por una mayor intensidad cromatica y monumental de los personajes que son mas solidos e insertados en contextos narrativos de una comprension inmediata como los frescos de los Milagros de San Antonio de Padua en la Scuola del Santo en Padua 1511 En esas primeras obras aparecen de inmediato la eficacia dramatica y un reflejo decisivo del espacio Ve 21 La muerte de Giorgione luego de Giovanni Bellini la partida de Sebastiano del Piombo y de Lorenzo Lotto a principios del siglo XVI favorecieron la afirmacion indiscutible de Tiziano en la escena veneciana Rapidamente se hizo famoso especialmente con una serie de retratos en 1517 fue el pintor oficial de la Serenissima De esos anos tambien fueron sus pinturas sobre un tema secular destinadas a los clientes mas cultos como Las tres edades del hombre c 1512 y El amor sagrado y profano c 1515 Ve 22 Su exito en Venecia estaba intimamente ligado a la posicion social y politica que supo dar a su arte Entendio que la cultura habia adquirido desde los primeros anos del Cinquecento un poder que la convertia en un tercer poder a la par del poder economico y politico Sin duda fue el primero en sacar todas las consecuencias practicas Entre 1508 y 1518 dedico gran parte de su actividad a la xilografia Esos grabados a menudo con alusiones politicas estaban destinados a una clientela popular y permitiron difundir entre el pueblo veneciano los temas de la ideologia oficial de la Serenisima sin dejar de estar impregnados de cultura clasica y de referencias a modelos prestigiosos del pasado cercano Mantegna o presente Miguel Angel 13 Alrededor de 1518 comenzo a medirse a distancia con Miguel Angel y Rafael El retablo de la Asuncion de la Virgen despierta admiracion pero tambien perplejidad por el salto decisivo en el estilo las dimensiones monumentales los gestos elocuentes y un uso del color que transmitia una energia sin precedente ahora bien lejos de los tranquilos ambientes del tonalismo Su fama le valio los primeros encargos de las cortes italianas incluidas las de Ferrara y de Mantua Alfonso I de Este le encargo una serie de Bacanales para su gabinete de Alabastro entre las que destaca Baco y Ariadna que mezclo referencias clasicas un uso dinamico y muy eficiente de los colores elegidos entre las mejores calidades disponibles en el imperio veneciano Ve 22 En los retratos de esos anos Tiziano se centro en la representacion de la presencia fisica de los protagonistas con unas composiciones e iluminacion innovadoras y con poses poco convencionales en nombre de la inmediatez y la vivacidad Ve 22 Sus retratos son sin complacencia gritos de verosimilitud y de humanidad Venecia era entonces la unica ciudad de Italia donde no se reprimia el sentimiento de libertad civil o religiosa y esa libertad se expresaba en la pintura 7 La renovacion impulsada por el dogo Andrea Gritti se revela en obras como el Retablo de Pesaro en el que los esquemas del siglo XVI son definitivamente dejados de lado La Virgen se encuentra en un trono dispuesto lateralmente como si en la nave lateral de la iglesia a la que estaba destinado el retablo hubiese una abertura con un altar orientado en la misma direccion Los gestos y las actitudes son naturales en un esquema deliberadamente asimetrico y por tanto mas dinamico Ve 22 Tiziano se ocupa de todos los generos Pintor de la vitalidad celebraba la belleza terrenal pero manifestaba un interes por todos los aspectos de la vida incluidos sus aspectos violentos que interpreto con gran naturalismo como en el Suplicio de Marsyas o en Taquin y Lucrecia Acompana la neovacion de la cultura antigua con sus numerosas telas sobre temas mitologicos Lleva el desnudo reclinado inventado por Giorgione a un interior y dota su carne femenina de colores suaves y calidos Los pintores que siguieron buscaran encontrar la clave de ese sensual arte de la alquimia cromatica 7 La violencia de sus esquemas y su don de simplificacion eficaz lo hacian apto para obtener un amplia eco Su genio inventivo le llevo a encontrar soluciones figurativas que estaban a la vanguardia del modernismo y de la cultura pictorica Asi en su Asuncion impuso la evidencia de lo sobrenatural 13 Gracias a la amistad de Pietro Aretino que estuvo vinculada a numerosos cursos Tiziano pudo fortalecer el caracter emprendedor de su actividad convirtiendose en uno de los artistas mas ricos y mas buscados de la peninsula Ve 22 En sus ultimos veinte anos de 1556 a 1576 alterno composiciones paganas y tablas religiosas de sentimiento elevado Su ultimo trabajo la Pieta de la Academia acusa particularmente la eleccion estetica por la que habia optado desde sus inicios ausencia de dibujo previo y primacia del color sobre la linea La pintura directa la pittura di macchia pintura de manchas los empastamientos la textura espesa y luminosa de la pasta se antepone a la forma Entonces Tiziano pintaba mas con la mano que con el pincel liberandose de los contornos netos 7 La obra de Tiziano reivindicaba y afirmaba el derecho de la pintura a dominar sus signos En una cultura donde primaba lo literario fundo un codigo pictorico donde el significado de la pintura pretendia ser transmitido por medios especificamente figurativos 13 Obras de Tiziano Alegoria de las tres edades de la vida ca 1512 Baco y Ariadna 1520 1523 Retablo de Ca Pesaro ca 1519 1526 Amor sagrado y amor profano ca 1515 El Pordenone Editar Articulo principal El Pordenone El Pordenone Crucifixion de la catedral de Cremona ca 1521 Junto con Palma el Viejo a menudo reducido al papel de un observador el unico pintor capaz de enfrentarse a Tiziano en la escena veneciana en los anos 1520 1530 fue el Pordenone 1483 1539 un pintor originario de Friuli Su formacion comenzo con Mantegna con los grabados de Durero y de otros maestros nordicos y culmino con un viaje a Roma en 1514 1515 en el que descubrio las obras de Miguel Angel y de Rafael Desarrollo un estilo grandilocuente entre recuerdos clasicos y narraciones populares Ve 23 Los grandes ciclos de frescos como los de la catedral de Treviso los de la iglesia Madonna di Campagna en Piacenza los de la Iglesia de San Francesco en Cortemaggiore y sobre todo los de la catedral de Cremona constituyeron su especialidad Sus interpretaciones fueron a la vez discursivas y solemnes con un notable virtuosismo en la perspectiva Ve 21 Al contrario sus retablos fueron de desigual calidad Si el tono seguia siendo grandilocuente en los destinados a provincias los de Venecia parecen demasiado abarrotados Ve 23 Al enfatizar el aspecto culto y refinado de su pintura para integrarse mejor en el ambiente verdaderamente veneciano el Pordenone renuncio en parte a cual era su contribucion especifica y que estuvo en el origen de su exito contra Tiziano la expresividad destinada a impresionar a los fieles Al abandonar esa manera perdio parte de su inspiracion Enfrentado a la dimension social de su actividad que era la base del estilo dominante de una ciudad donde fluian los encargos el creador debia definirse en relacion a un estilo determinado Ese fenomeno esencial se confirmo hacia 1520 la cuestion del estilo sera constitutiva de la historia del arte y objeto de una investigacion consciente por parte de los artistas La subjetividad individual se vera ligada al cuerpo social y colectivo de la creacion 13 Con su muerte en Ferrara misteriosa en algunos aspectos su enfrentamiento con Tiziano llego a su fin Su trabajo se pasa por alto sistematicamente en la literatura artistica veneciana posterior Ve 23 Paris Bordone Editar Paris Bordone Venus Marte y Cupido 1560 Galeria Doria Pamphili Roma Articulo principal Paris Bordone Paris Bordone 1500 1570 nacido en 1500 en Treviso se formo y luego vivio en Venecia donde siguio los pasos de Tiziano antes de pasar al retrato Su estilo combina la paleta y la soltura de Tiziano con una cierta frialdad y una concentracion en el aspecto social del modelo todo florentino Se fue a Francia en 1538 y a Augsburgo en 1540 Su opulencia toda veneciana tuvo alguna influencia probablemente en los pintores de la corte alemanes como Amberger y Pencz De hecho su estilo era mas facil de imitar que el de Tiziano que era mas profundo 18 En Venecia se convirtio en el especialista en un determinado tipo de composicion alegorica en la que el retrato se combinaba con un tema simbolico para completar un gusto de helado que acerca al personaje a la naturaleza muerta La individualidad del tema pasa entonces a ser secundaria en relacion al trabajo di maniera sobre los espacios y las formas 13 Andrea Schiavone Editar Conversion de San Pablo Fondazione Querini Stampaglia Venecia Articulo principal Andrea Schiavone Andrea Schiavone 1510 1563 pintor dalmata de Zadar de origen italiano que murio en Venecia en 1563 despues de haber estado activo alli desde 1520 fue un autodidacta que se formo imitando a Giorgione y Tiziano asi como con los grabados del Parmigianino Introdujo en Venecia una cierta cualidad extatica generalmente ausente de la pintura veneciana Sus colores cambiantes y sus violentos efectos de contrapposto sugieren que el manierismo del centro de Italia habia marcado su evolucion 18 Schiavone representa uno de los mas validos ejemplos de sintesis entre las innovaciones manieristas y la tradicion pictorica veneciana Partiendo del colorido de Tiziano lo llevo a sus ultimas consecuencias dandole un sentido meramente ornamental y meramente arbitrario Artista de personalidad muy definida supo utilizar su conocimiento de la obra de Parmigianino para traducirlo en un estilo mas cromatico y de trazos menos dibujisticos llegando mas lejos en su atrevimiento que la mayoria de sus colegas venetos Con el tiempo se acercara a la manera de hacer de Tintoretto el otro gran manierista veneciano Paolo Veronese Editar Articulo principal Paolo Veronese Paolo Veronese llego a Venecia en 1551 despues de haber realizado su aprendizaje en Verona Mantua y Parma 7 En 1552 obtuvo un primer encargo para la iIglesia de San Francesco della Vigna para el que produjo la Sacra conversazione Se instalo definitivamente en Venecia al ano siguiente donde se convierte en el pintor de la Republica Junto con Giovanni Battista Ponchini y Giovanni Battista Zelotti creo los frescos para las salas del Consejo de los Diez en el Palacio de los Dogos En 1555 emprendio la realizacion del techo de la sacristia de la iglesia de San Sebastiano Con otros seis pintores entre ellos Battista Franco Giuseppe Porta Bartolomeo Ammannati y Il Tintoretto participo en la decoracion del techo de la sala de la Libreria de la Biblioteca Marciana 19 Entre 1575 y 1577 produjo en el Palacio Ducal el Triunfo de Venecia para el salon del Gran Consejo y las Alegorias de la Virtud para el salon del Colegio que se encuentran entre sus grandes obras maestras Veronese que murio en 1588 a la edad de 60 anos esta enterrado en la iglesia de San Sebastiano en la que pinto una gran cantidad de frescos 19 que parecen sensuales alegres paganos y llenos de vitalidad a pesar de sus temas 7 Una suerte de alegria decorativa emana de sus telas en una atmosfera de alegria de vivir ciertamente secular pero melodiosa y poetica Veronese es el pintor del lujo y de la ostentacion Le gustaba pintar la multitud multicolor donde dispone a los participantes en un escenario arquitectonico de gran magnificencia No dudaba en trasponer los temas personajes y actitudes de la Antiguedad en escenas sagradas 7 Hacia 1560 decoro la Villa Barbaro de Maser utilizando prodigios de imaginacion y de fantasia Fue el primero en pintar a gran escala la mitologia o la historia sagrada en los techos Tiene en cuenta el punto de vista del espectador corrige la vision acortando perspectivas o abriendo un cielo y multiplica el trampantojo arquitectonico 7 La sintesis operada por Veronese buscaba un equilibrio de las tendencias contemporaneas sus figuras se unen a ciertos principios del manierismo convertidas en modelo de comportamiento social la idea de gracia y de nobleza atempera cualquier posible violencia El espacio pictorico escapa a la paradoja manierista al estar muy a menudo muy fuerte y claramente estructurado por su grandiosa arquitectura a la que se adapta la amplia y ritmica disposicion de las figuras 13 Veronese pasa delante de la Inquisicion por el supuesto contenido de la Cena pintado en 1573 para los dominicos de los Santos Juan y Pablo Su defensa es de orden estetico su trabajo es ser pintor y de hacer figuras Esta actitud ante el Tribunal de la Inquisicion flexible pero coherente afirma la especificidad de lo pictorico y de sus leyes la Cena se convierte en la Comida en casa de Levi Veronese escapa asi al conformismo que la Contrarreforma quiere introducir en las artes Es un hombre del siglo XVI y su optimismo es el del humanismo clasico Afirmando ademas la dignidad y la libertad del pintor se revela tambien veneciano es decir hombre de una ciudad cuya gloria ideologica consiste precisamente en haber defendido su libertad y su dignitas ante los ataques de principios del siglo luego de haber tenido este papel para toda la cristiandad en Lepanto 13 Obras de Paolo Veronese Las Bodas de Cana detalle 1562 1563 oleo sobre lienzo Plantilla Dunite Museo del Louvre Juno dispensando sus dones a Venecia palacio de los Dogos Venecia 1554 1556 La Coronacion de la Virgen iglesia de San Sebastiano de Venecia 1555 Venus y Adonis 1580 oleo sobre lienzo Plantilla Dunite Museo del Prado El Tintoreto Editar Articulo principal Tintoretto Nacido en Venecia en 1518 ciudad de la que apenas saldra en el popular barrio de Madonna dell Orto Tintoretto trabajo brevemente en el estudio de Tiziano pero sus verdaderos maestros fueron los protagonistas de la batalla manierista Pordenone y Miguel Angel Su fuerza y novedad derivan de la libertad con la que trataba sus elementos conseguia con el pincel los efectos del disegno manierista y buscaba la eficacia del choque visual gracias a un violento dinamismo y a una sugestion de inmensidad sensible en la amplitud de los programas que realizaba en el tamano de sus cuadros y en la relacion que establecia entre las figuras y el espacio 13 Muy pronto rechazo la Antiguedad el trampantojo la arquitectura teatral fingida los cortinajes los brocados u otras balaustradas Sobre todo pinto escenas sobre temas religiosos Fue el pintor de la clase media y de la espiritualidad popular Su arte estaba en las antipodas de Veronese Su factura rapida y abrupta ponia en tela de juicio los valores del cuidado y del acabado Su estilo fue violento vehemente reinaba el movimiento en sus composiciones de atmosfera dramatica 20 Queria combinar la paleta de Tiziano con el dibujo de Miguel Angel cuyas obras solo conocia a traves de grabados y de copias basandose en las obras de los dos artistas sin imitarlas nunca 18 Desde los anos 1565 1570 Tintoretto afirmo cada vez mas el papel de la luz para transformar mejor lo material en un objeto de vision espiritual El material figurativo que utilizaba seguia siendo el de Cinquecento El arte de Tintoretto lleva las cicatrices de la ultima parte del Renacimiento con las contradicciones y angustias que reflejaban las de la sociedad Sus ultimos trabajos se situaban al borde de una concepcion figurativa barroca la organizacion diferenciada del espacio escapando de una perspectiva de punto de vista unico 20 Sin embargo en su ultima tela La caiad a la tumba de 1593 1594 si bien un claroscuro dramatico se combinaba con una dinamica en zigzag ascendente y descendente que sera cara al barroco ningun soporte arquitectonico fija o enmarca ya la composicion hecha sobre todo del vaiven de las figuras y la oposicion de los cuerpos de Cristo y de la Virgen no pueden describirse sino como barrocos 13 Entre los numerosos criticos de arte Jean Paul Sartre observa a los hombres que describe Tintoretto en sus cuadros y los compara con aquellos que imagina como autenticos captados en las calles de Venecia La maxima expresion del ciclo pictorico del artista se puede ver en la iglesia de San Roque en Venecia 21 Obras de Il Tintoretto San Roque curando a las victimas de la peste 1549 San Roque curando a los animales 1549 Cristo sana al paralitico 1559 Jacopo Bassano Editar Articulo principal Jacopo Bassano Jacopo Bassano La fuga en Egipto Norton Simon Museum La carrera de Jacopo Bassano 1510 1592 y de su prolifico taller familiar se explica en particular por su capacidad para responder a una determinada demanda del medio veneciano Originario de Bassano del Grappa cerca de Venecia llego a la Serenissima alrededor de 1535 en el momento exacto en que las estampas del Parmesano introducian alli el grafismo manierista Adopto una maniera muy afirmada en relacion a la produccion de la ciudad pero transponiendo el colorismo tizianesco en una estridente reconciliacion de tonos calidos y frios como en la Decapitacion de San Juan Bautista 1548 1550 una sutil interpretacion veneciana del gusto manierista En la decada de 1560 renovo su estilo orientandolo hacia lo patetico y la afirmacion decidida de un luminismo artificial 13 En su taller la produccion se hacia casi en serie para satisfacer una demanda creciente de luminismo al servicio de la escena del genero biblico o pastoral fundada por Jacopo Esta nueva realidad campesina estereotipada satisfacia la tradicional nostalgia de los venecianos por la Tierra Firme 13 Posteridad de la escuela veneciana Editar La grandeza de la escuela veneciana no sobrevivio a Veronese y a Tintoretto a pesar de los intentos de Palma el Joven de reconciliar el verismo de los Bassano las grandes composiciones de Veronese y el movimiento dramatico de Tintoretto Mientras el barroco triunfaba los mas grandes pintores que trabajaban en Venecia en el siglo XVII eran un aleman Jan Liss un romano Domenico Ferri y un genoves Bernardo Strozzi Se extinguia un ideal de libertad propio del Cinquecento veneciano del que la pintura de la epoca habia sido la transposicion variada Venecia nunca se identifico realmente con el manierismo La voluntad de una relacion directa y efectiva con la imagen hacia que se estuviese lejos de la distanciacion y apreciacion estetico elitista que la caracterizaban en otros lugares y contra la que se levantaran los cardenales postridentinos La pintura veneciana afirmaba en siglo XVI la especificidad artistica del siglo y la libertad relativa del pintor Venecia aparece como la especialista en el placer de pintar No es casualidad que nazcan la Venus de Tiziano y los desnudos calientes y sensuales de Veronese o del Tintoretto En 1558 Ludovico Dolce arroja luz sobre esta afirmacion en su Dialogo sobre la pintura Explica como la mutacion del Renacimiento tomo su forma veneciana en las pinturas arcadias de Giorgione y como finalmente esa tradicion de placer por la pintura llevo a la escuela veneciana por el camino de una pintura de pintores 13 Arquitectura y urbanismo Editar Venecia adopto tardiamente el estilo renacentista aun permaneciendo gotica en su conjunto y a la sombra de su glorioso pasado bizantino En los anos 1460 1470 la arquitectura en Venecia dio un giro con la llegada de arquitectos del interior de Toscana y de Lombardia La conquista del continente promovio el contacto con las formas de arte continentales A principios del siglo XVI y especialmente en el dogato de Andrea Gritti se ejecutan varios obras que alteraronn radicalmente el aspecto de la ciudad 7 Despues del saqueo de Roma en 1527 Venecia que en general escapo de guerras e invasiones se convirtio en un refugio especialmente para arquitectos entre ellos Michele Sanmicheli y Jacopo Sansovino Las grandes diferencias entre la pintura veneciana y la del centro de Italia impidieron que los extranjeros compitiesen con los pintores locales lo que no fue el caso de la arquitectura 18 Arquitectos Editar Siglo XV Editar El bergamasco Mauro Codussi destaco como el primero entre los arquitectos que se instalaron en Venecia Habiendo participado en las innovaciones florentinas de Brunelleschi Leon Battista Alberti et Michelozzo llevo consigo un estilo renacentista revisado a la laguna ya visible en su primera obra la Iglesia de San Michele in Isola 1468 1479 Ademas del riguroso y moderno Codussi tambien trabajaban en la ciudad otros arquitectos con un gusto mas cargado como Antonio Rizzo y Pietro Lombardo El primero formado en las obras de la Cartuja de Pavia fue el responsable de la reconstruccion y ampliacion del Palacio Ducal durante quince anos El segundo de origen ticino fue el creador de ciertas obras donde el uso de los ordenes clasicos se confunde con una exuberante decoracion lombarda y con la apetencia local por revestir las paredes con preciosos marmoles como el palacio de Dario y la iglesia de Santa Maria dei Miracoli Jacopo Sansovino 1527 1570 Editar Articulo principal Jacopo Sansovino En 1527 por recomendacion del cardenal Grimani el dogo Andrea Gritti encargo a Jacopo Sansovino la restauracion de la cupula principal de la basilica de San Marcos En 1529 se convirtio en arquitecto en jefe y superintendente de propiedades Protomaestro o Proto de los procuradores de San Marcos lo que lo convirtio en uno de los artistas mas influyentes de Venecia Ese nombramiento iba acompanado de un salario de 80 ducados y de un apartamento cerca de la torre del reloj de San Marcos En un ano su salario se eleva a 180 ducados anuales 22 Sus principales realizaciones se encuentran cerca de la plaza de San Marcos como la Zecca y la Loggetta que decorada con sus esculturas linda con el Campanile asi como diversas estatuas y relieves para la basilica de San Marcos 23 Tambien contribuyo a la reconstruccion de varios edificios iglesias palacios e instituciones como las iglesias de San Julian San Francesco della Vigna San Martino San Geminiano ahora destruida Santo Spirito in Isola y la de los Incurabili Y entre los palacios y edificios la Scuola Grande della Misericordia planos antiguos Ca Dio el palacio Dolfin Manin el palacio Corner el palacio Moro en San Barnaba y la Fabbriche Nuove del Rialto 24 Su obra maestra es la biblioteca de San Marcos Biblioteca Marciana una de las edificaciones renacentistas mas ricamente decoradas de Venecia que se encuentra frente al palacio Ducal Su construccion se prolongo durante cincuenta anos y costo mas de 30 000 ducados 25 Jacopo Sansovino murio en Venecia el 27 de noviembre de 1570 su tumba se encuentra en el baptisterio de la basilica de San Marcos La loggeta al pie del campanile de San Marcos San Juan Bautista 1554 Frari Estatua de Thomas Rangone San ZulianAndrea Palladio Editar Articulo principal Andrea Palladio Desde 1550 Andrea Palladio estuvo en Venecia donde dirigio la construccion de la Basilica de San Giorgio Maggiore En 1570 Palladio sucedio a Jacopo Sansovino fallecido en el cargo de arquitecto jefe de la Serenissima alli construyo las iglesias de San Giorgio Maggiore y del Redentor 26 Nave de San Giorgio Maggiore Venecia 1565 Il Redentore iglesia de Venecia 1576 Interior de Il Redentore 1576 Iglesias renacentistas Editar San Michele a Isola Antes de Palladio Editar Fachada de la iglesia de San Zacarias 1444 1515 una iglesia comenzada en estilo gotico en la que Codussi completo las partes superiores Santa Maria dei Miracoli San Michele in Isola obra de Mauro Codussi tiene una fachada tripartita basada libremente en el templo Malatestiano de Alberti con dos ordenes superpuestos La parte superior tiene un atico entre lesenas con un oculo y cuatro discos de marmol policromado rematados por un fronton curvilineo mientras que los lados estan unidos por dos alas curvas con finos ornamentos en relieve de conchas En su punto de union con la parte central se dispone una cornisa saliente que corta por la mitad las pilastras El interior de la iglesia se divide en tres naves marcadas por arcos de medio punto sostenidos por columnas Cada nave esta cubierta con techos artesonados y termina con un abside semicircular estando el ultimo tramo separado en los lados por mamparas y cubierto por una cupula ciega En el lado de la entrada un vestibulo queda aislado del resto de la iglesia por un barco un coro sostenido por arcadas Sustrayendo el espacio del vestibulo y el del presbiterio con cupulas Codussi obtuvo un cuerpo central perfectamente cuadrado La catedral de Santiago Sibenik Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el ano 2000 construida por el arquitecto Giorgio Orsini que habia trabajado anteriormente en Venecia en el Palacio Ducal es un ejemplo similar y anterior de la Iglesia de San Michele Orsini utilizo la piedra blanca de Istria extraida en la isla de Brac que luego sera empleada por Codussi Este modelo de iglesia fue retomado a lo largo de la costa de Dalmacia La iglesia de San Zacarias ubicada cerca de San Marcos fue erigida a partir de 1458 por Antonio Gambello Esta flanqueada a su derecha por un fragmento de la iglesia gotica anterior dominada por un campanario del siglo XIII Mario Codussi reanudo los trabajos en 1483 y diseno una fachada imponente Una serie de cornisas la divide en seis niveles calados con vanos simples o multiples puntuados por hornacinas pilastras o columnas dobles con capiteles corintios El coronamiento en semicirculo y los contrafuertes curvilineos estan decorados con estatuas La base esta revestida de marmol rosa salmon y el primer piso alinea una serie de conchas de Santiago El portal de entrada esta presidido por una estatua de San Zacarias santo patron del lugar realizada por Alessandro Vittoria El estilo del interior es mixto tanto renacentista con sus altas cupulas como gotico Las naves laterales se extienden detras del altar mayor por un deambulatorio con capillas radiantes una estructura poco comun en Venecia 7 Construida entre 1481 y 1484 por Pietro Lombardi y sus hijos Santa Maria dei Miracoli es una de las primeras iglesias renacentistas de Venecia El edificio de tamano modesto esta por fuera y por dentro totalmente cubierto de marmol cuyo habil juego de colores se hace eco del gusto oriental de la ciudad La fachada tiene un gran fronton semicircular con numerosos oculos y dos rosetones en espiral muy similares a los del palacio Dario construido por el mismo arquitecto El motivo de la cruz es omnipresente en ambos niveles El interior es de una unica nave con boveda de canon dividida en casetones de madera dorada que representan santos y profetas 7 Iniciada en 1450 por Antonio Gambello las obras de la iglesia de San Giobbe fueron continuadas a partir de 1470 por Pietro Lombardo en un puro estilo renacentista que se manifiesta en el elegante portal de entrada en el interior de una unica nave y en el coro con imponente arco triunfal La boveda de la capilla Martini esta adornada con terracotas esmaltadas por los hermanos Della Robbia los unicos que tiene Venecia Giovanni Bellini pinto para esta iglesia el retablo de San Giobbe hoy en la Academia 7 La iglesia de San Giovanni Crisostomo ultima obra de Mauro Codussi se construyo a partir de 1480 sobre una superficie reducida Su huella es todavia bizantina con planta de cruz griega encerrada en cuadrada con una cupula central y cuatro cupulas secundarias El coro esta revestido con lienzos que incluyen el retablo de San Jeronimo San Cristobal y San Luis una de las ultimas obras de Giovanni Bellini 1513 7 Mauro Codussi dibujo los planos de la iglesia de Santa Maria Formosa erigida en 1492 Estos son bizantinos y estan inspirados en la basilica de San Marcos cupula central y cupulas secundarias cruz latina con proporciones de cruz griega inscrita en un cuadrado La luz es intensa en el centro y atenuada en los laterales las paredes estan adornadas con discretas bandas bicolor 7 Los elementos arquitectonicos de piedra gris se destacan sobre los yesos blancos queridos por Brunelleschi una interpretacion moderna de la tradicion veneciana La iglesia de San Salvador fue erigida a partir de 1507 en medio de las Mercerie equidistante de San Marcos y del Rialto segun planos de Giorgio Spavento fallecido en 1509 La obra fue continuada por Tullio Lombardo El edificio de planta de cruz latina tiene una cupula en el cruce del transepto y dos sobre la nave que es especialmente alargada Alberga el monumento funerario del dogo Francesco Venier 1489 1556 y algunas pinturas de Giovanni Bellini asi como el ultimo Tiziano una Anunciacion de 1566 7 La Iglesia de San Francesco della Vigna tercera necropolis de los dogos de Venecia destaca por su campanario cercano al de San Marcos y por su fachada obra de Palladio similar a la de San Giorgio Maggiore Reconstruida a partir de 1534 sobre un proyecto de Sansovino los planos de este ultimo fueron modificados por el hermano Francesco Zorzi erudito franciscano filosofo y humanista que pretendia hacer reinar la armonia de las proporciones Sus planos se sometieron a una comision formada por el arquitecto Sebastiano Serlio Tiziano y el humanista Fortunio Spira Sus dimensiones ancho y alto de la nave ancho de las capillas y del transepto profundidad del coro igual al ancho de la nave se establecen de manera particularmente rigurosa El resultado es una cruz latina de una sola nave bordeada por capillas con un coro profundo flanqueado por dos capillas secundarias A la izquierda del coro la capilla de San Girolamo toda en marmol es una obra maestra de los hermanos Lombardo 7 Iglesias de Palladio Editar Las iglesias venecianas de Palladio estan disenadas para las visitas ceremoniales anuales del dogo 18 San Giorgio Maggiore Basilica de San Giorgio Maggiore claustro Palladiano Iglesia del Redentor comenzada en 1577 La iglesia de San Giorgio Maggiore erigida en 1566 ocupa una posicion privilegiada frente a la Piazzetta Adosada a una casa benedictina acomodada es muy rica piedra clara de Istria suelo de marmol con decoracion de damero en rojo y blanco estatuas de marmol blanco en los nichos de las naves laterales 18 Su fachada parece combinar dos templos antiguos que se superponen e interpenetran entre si un gran pronaos con cuatro columnas corintias esta embebido en un fronton del que solo aparecen los extremos triangulares Simone Sorella que completo la fachada tras la muerte de Palladio coloco los frontones del pronaos sobre altos pedestales alterando la coherencia del conjunto El interior es un compromiso entre un templo de la antiguedad clasica y una iglesia cristianade planta de cruz latina con tres naves Una cupula remata el cruce del transepto cuyos extremos terminan en absides 7 El monasterio benedictino de San Giorgio fue completamente reconstruido en el siglo XVI El primer claustro de colores rojo y blanco con un portico de columnas gemelas y una planta alta con ventanas resaltadas por frontones triangulares y curvilineos es obra de Palladio El segundo claustro llamado de los Laureles da acceso al refectorio de Palladio cuya muro trasero estaba adornado con las Las Bodas de Cana de Veronese cuadro que creado por su portico simula una abertura en el estrecho espacio arquitectonico 7 La Iglesia del Redentor fue erigida despues de la epidemia de peste de 1576 Fue construida entre 1577 y 1592 en la isla de Giudecca Iglesia de una unica nave cuyas grandes semicolumnas sostienen un poderoso entablamento que sostiene una boveda de canon con grandes ventanales semicirculares divididas en tres sectores recordatorio de la bahia termal de la arquitectura antigua A cada lado tres capillas profundas se comunican entre si a traves de identicas ventanas termales El abside es un semicirculo eliptico que vuelve a recordar los banos romanos La iglesia de las Zitelle ubicada entre San Giorgio Maggiore y el Redentor fue construida sobre un proyecto de Palladio Tambien tiene una bahia termal sobre el portal de entrada 7 En 1559 Palladio recibio el encargo de la reconstruccion de la basilica de San Pietro di Castello sede patriarcal de Venecia desde 1451 y hasta 1807 La fachada es de piedra de Istria al igual que el campanario reconstruido en la decada de 1480 por Mauro Codussi una rareza en Venecia 7 Iglesias renacentistas palladianas Iglesia de San Francesco della Vigna comenzada por Sansovino 1554 y terminada por Palladio San Giorgio Maggiore comenzada en 1566 Iglesia del Redentor comenzada en 1577 Fachada de la basilica de San Pietro di Castello 1559 1596 finalizada por Francesco SmeraldiPlaza y plazuela de San Marcos Editar Articulo principal Plaza de San Marcos Biblioteca Marciana Loggetta de Sansovino Fue particularmente bajo los dogados de Leonardo Loredan 1501 1523 y de Andrea Gritti 1523 1538 cuando la Plaza de San Marcos y su Piazzetta adquirieron su aspecto moderno La plaza esta completamente rodeada de porticos sin ninguna influencia aqui de Roma Desde un principio fue disenada como una sala de ceremonias y sirvio de escenario para los ritos de la vida civil y religiosa en la Republica 7 Cuando las Procuradurias Viejas un edificio de un unico bloque construido a peticion del dogo Ziani en estilo veneto bizantino tuvieron que ser reconstruidas tras un incendio en 1515 y fueron recrecidas en esa ocasion se conservo su aspecto original Esa decision es indicativa de la renuencia de Venecia a introducir un nuevo lenguaje arquitectonico y de su apego a la tradicion Bartolomeo Bon fue el responsable de esta recosntruccion El segundo piso esta coronado por un largo friso perforado de oculi y de almenas que recuerdan a los de la basilica y el palacio ducal 7 Los procuradores tuvieron la idea de marcar la entrada que conduce a las Mercerie una hilera de calles comerciales que conectan San Marcos con el Rialto mediante una torre que tendria la apariencia de una puerta de la ciudad La obra iniciada en 1496 fue confiada a Mauro Codussi Esa torre del reloj tiene cinco niveles superpuestos en la base un arco de medio punto da acceso a las calles de la Merceria luego un gran reloj circular la terera planta corresponde a una Virgen y el Nino al que los Reyes Magos rinden homenaje el dia de la Ascension sobre ella el Leon de San Marcos sobre un fondo de un cielo azul estrellado y en lo alto como coronacion dos moros cuyos mazos golpean la campana para dar las horas 7 Reconstruido en el siglo XII el campanile fue alcanzado por un rayo en 1489 Mientras se estaba reconstruyendo fue de nuevo danado por un terremoto en 1511 Bartolomeo Bon termino su restauracion en 1517 manteniendo muy poco de su forma original El cuerpo principal es de ladrillo rojo sobre el que destaca la piedra blanca de la camara de las campanas Arriba un atico sostiene una aguja piramidal cuya punta esta coronada por un angel dorado esculpido por Sansovino 7 En 1530 los procuradores encargaron a Jacopo Sansovino la construccion de una biblioteca en el lado oeste de la Piazzetta Se convirtio asi en una especie de segundo foro En 1557 reconstruyo la pequena logia al pie del campanario 7 Encargo publico la larga fachada de la biblioteca es intencionadamente muy decorativa Situada frente al Palacio Ducal tiene los mismos soportales en la planta baja que las Procuradurias y forma una logia abierta continua para los puestos que siempre se han instalado en la plaza La Zecca junto a ella con sus columnas salientes sus proporciones completamente diferentes es mucho mas compacta y de apariencia deliberadamente defensiva El objetivo era dar una apariencia de estabilidad y seguridad al lugar donde se acunaba la moneda de la Republica 18 El rosa palido y crema del pavimento del Palacio Ducal el ladrillo del campanario del color de las hojas muertas los mosaicos de la basilica las cupulas de cobre verde la luz a menudo cegadora y los reflejos del agua se suman a los efectos arquitectonico para obtener una puesta en escena caracteristica del arte veneciano totalmente ajena a la arquitectura romana y florentina 18 La plaza de San Marcos adquirio su aspecto definitivo cuando en 1580 el Senado decidio construir unos nuevos alojamientos para los Procuradores al sur alineados en el lado norte de la Biblioteca Vincenzo Scamozzi discipulo de Palladio hizo demoler el antiguo hospicio de Orseolo para empezar los trabajos Despues de serias discusiones sobre el estilo del edificio que oponian a los proponentes del arte a la antigua a los de la tradicion veneciana las Nuevas Procuradurias completadas en 1640 por Baldassare Longhena permanecen cercanas en el espiritu de estilo de la Biblioteca de Sansovino 7 Torre del reloj de San Marcos Loggetta Biblioteca Marciana Campanile y Procuraties Nuove Palacio y Scuole renacentista Editar Archivo Scuola Grande di San Rocco La Scuola Grande de San Rocco 1517 1549 Los lateralles de los palacios que abren al Gran Canal son mucho mas simples Palazzo Corner della Ca Granda de Jacopo Sansovino Palacios venecianos en terraferma Michele Sanmicheli Palazzo Bevilacqua Verona comenzado en 1529 Palazzo Chiericati de Palladio Vicenza desde 1551 ejemplo de la evolucion d elos palacios en terraferma La alineacion de los palacios abiertos al Gran Canal proporciona a la arquitectura veneciana una escenografia poco comun La planta baja a nivel del mar esta reservada para las cocinas y las oficinas en el primer piso una gran estancia en el medio del edificio da al canal la arteria principal de la ciudad La escalera queda relegada a la parte trasera de la casa las ventanas principales se agrupan en una serie de vanos con columnas que a veces aun coexisten con una forma modificada de ventana gotica 18 La ciudad acoge con circunspeccion la simplicidad equilibrada de las superficies y de las proporciones de la arquitectura antiguizante estando la riqueza decorativa anclada en el temperamento veneciano En el siglo XVI los palacios venecianos abandonan el ladrillo por la piedra mas noble pero mas fria Favorecen la monumentalidad la simetria y la armonia Sus fachadas enfatizan fuertemente las horizontales y las verticales mediante cornisas pilastras o columnas al estilo antiguo sus ventanas renuncian a los arcos quebrados por el arco de medio punto Lesenas y pilastras estan talladas con motivos a la Antigua jarrones bucranes hojas de acanto o de laurel figuras de animales El arte renacentista se integra sin destruir el pasado el gusto por los chapados y el color de la tradicion bizantina sigue manifestandose 7 Uno de los primeros palacios renacentistas fue el palacio Dario cerca de la iglesia de La Salute construido entre 1487 y 1492 por Pietro Lombardo Su estrecha fachada tiene una refinada decoracion de marmol policromado Entre los arcos de medio punto destacan unos rosetones de piedra en forma de espiral Los valores decorativos siguen prevaleciendo aqui la construccion permanece ligera gracias a las ventanas cuadruples que se repiten en los tres pisos de su fachada 7 El arte renacentista triunfa en el Palacio Corner Spinelli construido a partir de 1490 por Marco Codussi para la familia Lando Su fachada a lo largo de la cual corren balcones presagia la del palacio Vendramin Se disponen entre los huecos de los pisos discos de marmol los almohadillados del nivel inferior son una herencia toscana 7 Mario Codussi construyo entre 1502 y 1509 el palacio de Calergi Vendramin para Andrea Loredan quien presidia el Consejo de los Diez y que estaba relacionado con el gran dogo Leonardo Loredan quien luego abogo por la austeridad y la abstencion de gastos suntuarios tras la derrota de Agnadello Su fachada explota y repite doce veces una celula de base que le da su unidad compuesta por dos ventanas gemelas coronadas por un oculo circular y un arco de medio punto que las remata a ambas La sucesion de los tres ordenes dorico jonico y corintio se respeta en los tres niveles separados por entablamentos continuos subrayados por fuertes cornisas convirtiendose la ultima en un elegante friso de buena altura La presencia de discos de colores en los intervalos de los vanos marca el acento veneciano 7 La Scuola Grande di San Rocco construida entre 1517 y 1549 se asemeja al palacio Calergi Vendramin por la presencia en su planta baja de las mismas ventanas compuestas a la Codussi Arriba sin embargo los vanos geminados estan rematados con un fronton triangular Columnas acanaladas pilastras con capiteles corintios marmoles policromados y un friso superior le confieren una gran suntuosidad Bartolomeo Bon fue el arquitecto de la planta baja Santo Lombardo y Scarpagnino la completaron 7 El palazzo Corner della Ca Granda fue construido a partir de 1532 por Jacopo Sansovino a peticion de Jacopo Cornaro Es de dimensiones imponentes y su fachada tiene un sotano con salientes con tres arcos monumentales asi como grandes vanos entre columnas dobles en la planta superior En el interior hay un atrio y un peristilo que recuerdan a la Antiguedad romana 7 El Palacio Grimani construido entre 1557 y 1561 por Sammicheli para el senador Girolamo Grimani destaca por su puerta de agua un verdadero arco de triunfo romano con tres arcos uno grande y dos pequenos estructura reproducida de forma simplificada en dos pisos superiores confiriendo al edificio su unidad 7 Palacio Corner Spinelli Palazzo Corner della Ca Granda de Jacopo Sansovino que reemplazo a un edificio incendiado en 1532 Ca Dario decada de 1480 con las tipicas chimeneas venecianas Mauro Codussi Ca Vendramin Calergi desde 1481Humanismo EditarLa sociedad patricia veneciana se vuelve al humanismo hacia mediados del siglo XV corriente que se habia impuesto en Padua desde 1405 a traves de su universidad Aparecen centros intelectuales activos como el del monasterio de camaldulense de San Michele di Murano que tenia una rica biblioteca En 1408 se abre la Escuela de Rialto escuela de logica y de filosofia primero privada luego publica a partir de 1441 En 1446 se funda la Escuela de humanidades de San Marcos que ensena derecho logica filosofia y teologia y fue un foco de estudio de los autores italianos El humanismo veneciano es menos pagano o lacico que el humanismo florentino Se guia ante todo por la cultura helenistica y pretendia armonizar con el servicio del Estado considerando que los estudios clasicos eran los mas indicados para formar a politicos y diplomaticos de calidad Las grandes familias practicantes de la ciudad dan a Venecia sus gobernantes y administradores asi como sus humanistas mas eminentes Venecia seguia siendo una ciudad tolerante un asilo del pensamiento libre En 1516 Pomponazzi pudo afirmar que el alma era mortal porque estaba ligada a la materia sin que eso mereciese represalias 7 Despues de la caida de Constantinopla en 1453 los intelectuales griegos primero huyeron a Venecia que se beneficio entonces de una gran transferencia de conocimientos Desde 1460 Jorge de Trebisonda y otros profesores eminentes como Marcus Musurus y Janus Lascaris ensenaron en la Escuela de San Marcos El cardenal Bessarion es uno de esos desarraigados 27 que lucharon por salvar del naufragio de la barbarie 28 el legado de la cultura griega Su rica biblioteca tenia 432 codices griegos y latinos que dono en 1464 a la ciudad de Venecia esperando que todos pudieran consultarlos Venecia decidio entonces construir una biblioteca publica La ereccion de la Biblioteca Marciana no se finalizara hasta 1537 7 Uno de los patricios humanistas mas famosos fue Hermolao Barbaro 1453 1493 sobrino del dogo Andrea Vendramin que reunia en su palacio a quienes estaban animados por la misma curiosidad por la cultura griega Ocupo varios cargos y fue embajador en Roma Visito a Lorenzo el Magnifico en el momento en que Marsilio Ficino traducia a Platon y daba una ensenanza en Padua sobre Aristoteles del que traduce y comenta los escritos 7 El editor Aldo Manucio se rodeo de eruditos historiadores geografos y cronistas entre los que se encontraba Marin Sanuto autor de los Diarii que forman a su alrededor la Academia Aldine donde era necesario el conocimiento del griego antiguo para convertirse en miembro Erasmo la frecuentaba cuando fue a Venecia en 1508 7 Tipografia y edicion Editar Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna edicion de Aldo Manucio 1499 En 1469 los tipografos alemanes Jean y Wendelin de Spire crearon la primera imprenta en Venecia En 1471 se concedio un privilegio exclusivo de cinco anos al ultimo de llos pero murio un ano despues Otros talleres incluido el del frances Nicolas Jenson se crearon de inmediato Banqueros y fabricantes como los Agostini y los Priuli invirtieron en impresion 7 La actividad fue tan exitosa que hacia el final del siglo XV habia ya casi doscientos impresores activas garantizando a la ciudad una hegemonia tanto tecnica cultural y artisticamente Ve 12 El libro respondia a las preocupaciones concretas de los venecianos porque era uno de los objetos de comercio mas interesantes Los problemas de monopolio y de plagio aparecen a partir de 1490 lo que empuja a la edicion veneciana a organizarse en la poderosa corporacion Arte della stampa cuando entran en vigor las primeras medidas tomadas para proteger los derechos de autor Las ediciones economicas doblaban la publicacion de los textos grandes que alcanzaron grandes tiradas 7 A partir de 1490 Aldo Manucio publico ediciones de alta calidad de obras clasicas y contemporaneas Originario de Roma consiguio el apoyo de empresarios para su empresa academicos y cartas para la constitucion de textos Fue un profesor que hablaba griego con fluidez y un humanista que veia su actividad como un apostolado 7 La novela alegorica de Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna publicada por Manucio en 1499 constituye una obra maestra del arte tipografico de la epoca los personajes del texto estan armoniosamente ligados a las ilustraciones xilograficas y a los motivos ornamentales de una delicada inspiracion clasica Ve 8 Manuciopublico textos sagrados obras latinas e italianas y fue el primero en publicar obras griegas en lengua oriental gracias a los manuscritos del cardenal Bessarion 7 La cultura griega pudo sobrevivir despues de la caida del Imperio bizantino principalmente gracias a Venecia que siguio siendo el principal centro de impresion de libros griegos hasta 1829 7 Los editores de la Venecia renacentista daban una version figurada de lo que la antiguedad tenia de mas amable en una forma ligera directa y accesible Los libros ilustrados cuentan la Fabula o la Historia Antigua de una manera agradable y popular en la que los artistas suelen encontrar su inspiracion denigrando los tratados eruditos 7 La musica fue impresa ya en 1501 con notable perfeccion tipografica por el editor Ottaviano Petrucci que ostentaba el privilegio exclusivo de este tipo de edicion 7 Notas EditarPierluigi De Vecchi Elda Cerchiari 1999 I tempi dell arte en italiano 2 Milan Bompiani ISBN 88 451 7212 0 De Vecchi Cerchiari De Vecchi Cerchiari 1999 p 10 De Vecchi Cerchiari 1999 p 11 a b De Vecchi Cerchiari 1999 p 128 a b c d De Vecchi Cerchiari 1999 p 129 a b De Vecchi Cerchiari 1999 p 131 De Vecchi Cerchiari 1999 p 130 De Vecchi Cerchiari 1999 p 132 a b c De Vecchi Cerchiari 1999 p 161 De Vecchi Cerchiari 1999 p 162 a b De Vecchi Cerchiari 1999 p 163 De Vecchi Cerchiari 1999 p 164 a b c De Vecchi Cerchiari 1999 p 160 a b De Vecchi Cerchiari 1999 p 172 a b c De Vecchi Cerchiari 1999 p 173 a b c De Vecchi Cerchiari 1999 p 174 De Vecchi Cerchiari 1999 p 176 a b De Vecchi Cerchiari 1999 p 175 a b c d De Vecchi Cerchiari 1999 p 177 a b De Vecchi Cerchiari 1999 p 180 De Vecchi Cerchiari 1999 p 181 a b c De Vecchi Cerchiari 1999 p 182 a b c d e De Vecchi Cerchiari 1999 pp 223 224 a b c De Vecchi Cerchiari 1999 p 225 Denys Sutton 1 novembre 1979 Venetian Painting of the Golden Age en ingles Apollo p 374 a b c d e f g h i j k l m n Patricia Fortini Brown 2008 La Renaissance a Venise en frances Paris Flammarion p 175 ISBN 978 2 08 121696 9 Texto original en ignorado ayuda a b Freedberg 1993 p 123 a b c Error en la cita Etiqueta lt ref gt no valida no se ha definido el contenido de las referencias llamadas 3 Franco Cardini Marina Montesano 2006 Storia medievale en italiano Florence Le Monnier Universita p 470 ISBN 88 00 20474 0 Cardinimontesano a b Valcanover 2007 p 488 a b c d e f g h i j k l m n n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az Jean Michel Breque a b c d e f g h Giovanni Carlo Federico Villa a b Daniel Arasse 2008 L Homme en perspective Les primitifs d Italie en francais Paris Hazan p 336 ISBN 978 2 7541 0272 8 a b Jean Michel Breque 2011 p 434 telero in vocabolario Treccani treccani it en italiano Consultado el 15 de septiembre de 2020 Zuffi 2007 p 148 a b c d e f g h i j k l m n n o p q r s t u Daniel Arasse 2008 L Homme en jeu Les genies de la Renaissance en francais Paris Hazan p 360 ISBN 978 2 7541 0427 2 Fregolent2001 p 10 et 14 Costantino Porcu a cura di 2004 Durer en italiano Milan Rizzoli p 56 a b c Fregolent 2001 p 20 Fregolent 2001 p 50 a b c d e f g h i j k l Linda Murray a b Giuseppe Fiocco 1935 Paolo Veronese in Enciclopedia Italiana treccani it en italiano Consultado el 28 de agosto de 2020 a b Jean Michel Breque mai 2011 Venise en frances Paris Presses Universitaires de France p 435 ISBN 978 2 13 059061 3 Perocco Salvadori Civilta di Venezia en italiano La stamperia di Venezia editrice pp 821 824 Howard p 9 Chahil Der Architekt Jacopo Sansovino und die Loggetta von 1540 in Venedig andrechahil com en aleman Consultado el 28 de agosto de 2020 Howard Howard p 155 Gustavo Giovannoni 1935 Palladio Andrea in Enciclopedia Italiana treccani it en italiano Consultado el 28 de agosto de 2020 Adjetivo de Fernand Braudel ChateaubriandReferencias EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Rinascimento veneziano de la Wikipedia en frances concretamente de esta version publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Bibliografia EditarDaniel Arasse 2008 L Homme en jeu Les genies de la Renaissance en francais Paris Hazan p 360 ISBN 978 2 7541 0427 2 Daniel Arasse 2008 L Homme en perspective Les primitifs d Italie en francais Paris Hazan p 336 ISBN 978 2 7541 0272 8 Arasse2008a Jean Michel Breque mai 2011 Venise en frances Paris Presses Universitaires de France p 435 ISBN 978 2 13 059061 3 Jean Michel Breque Patricia Fortini Brown 2008 La Renaissance a Venise en fr original en Paris Flammarion p 175 ISBN 978 2 08 121696 9 Sydney Joseph Freedberg 1993 Painting in Italy 1500 1600 en ingles Yale p 761 ISBN 0 300 05587 0 Freedberg Alessandra Fregolent 2001 Giorgione il genio misterioso della luce e del colore en italiano Milan Electa p 143 ISBN 88 8310 184 7 Fregolent2001 Deborah Howard 1987 Jacopo Sansovino Architecture and Patronage in Renaissance Venice en ingles New Haven London Yale University Press p 194 ISBN 0 300 01891 6 Howard Roberto Longhi 1985 ViViatico per cinque secoli di pittura veneziana en italiano Florence Sansoni Longhi2005 Frank Jewett Mather 1936 Venetian Painters en ingles New York H Holt Linda Murray 1995 La Haute Renaissance et le manierisme en frances Paris Editions Thames amp Hudson p 287 ISBN 2 87811 098 6 Linda Murray Pietro Selvatico Vincenzo Lazari Rinaldo Fulin Pompeo Molmenti institucional 1881 Guida artistica e storica di Venezia e delle isole circonvicine en italiano G Antonelli p 488 Francesco Valcanover 2007 Venezia alla fine del Quattrocento inPittori del Rinascimento en italiano Florence Scala p 640 ISBN 978 88 8117 099 9 Valcanover2007 Giovanni Carlo Federico Villa 2012 Cima da Conegliano maitre de la Renaissance venitienne exposition Paris Musee du Luxembourg 5 avril 15 juillet 2012 en fr original it Paris Reunions des Musees nationaux Grand Palais p 232 ISBN 978 2 7118 5990 0 Giovanni Carlo Federico Villa Stefano Zuffi 2004 Il Quattrocento en italiano Milan Electa p 381 ISBN 88 370 2315 4 Zuffi2004 Stefano Zuffi 2005 Il Cinquecento en italiano Milan Electa p 383 ISBN 88 370 3468 7 Zuffi2005 Stefano Zuffi 2007 Grande atlante del Rinascimento en italiano Milan Electa p 429 ISBN 978 88 370 4898 3 Zuffi2007 Vease tambien EditarArte del Renacimiento Escuela veneciana de pintura Republica de Venecia Venecia Renacimiento italiano Renacimiento lombardo Renacimiento napolitano Renacimiento paduano Renacimiento parmesano Renacimiento romano Aportaciones bizantinas al Renacimiento italiano Gotico internacional italianoObtenido de https es wikipedia org w index php title Renacimiento veneciano amp oldid 136646799, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos