fbpx
Wikipedia

Música clásica

La música clásica es la corriente musical que se basa principalmente en la música producida o basada en las tradiciones de la música litúrgica y secular de Occidente, principalmente Europa Occidental. Abarca un periodo de tiempo que va aproximadamente del siglo XI a la actualidad, aunque esta definición no es aplicable a la música realizada en el siglo XX a pesar de presentar las mismas características,[1]​si bien las principales características del género fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el período característico de producción de la música clásica. En un sentido historiográfico, la música clásica antigua se divide en varios periodos: música antigua o medieval, que abarca el periodo comprendido por la Baja Edad Media en Europa (1000-1400); la música renacentista (1400-1600); la música barroca, que coincide con desarrollo del arte barroco (1600-1750); el clasicismo (1750-1800), que en la Historia de la música y la musicología es a veces llamado «música clásica»;[2]​ el Romanticismo (1800-1910); y la música contemporánea, que comprende las distintas corrientes de música clásica del siglo XX, que adopta la composición atonal y disonante y otras tendencias opuestas a corrientes anteriores.

Debido tanto a sus características técnicas, a la creciente profesionalización de la profesión de músico y compositor, y al contexto socio-cultural en el que se desarrolla (bajo el patronazgo de aristocracia, iglesia y burguesía), la música clásica es habitualmente definida como la música de tradición culta.[3]

En ese sentido, la música clásica se distingue de la música "popular" y de otras formas musicales no europeas por su característica notación musical simbólica, en uso desde aproximadamente el siglo XVI.[4]​ Dicha notación permite a los compositores prescribir de forma detallada el tempo, la métrica, el ritmo, la altura y la ejecución precisa de cada pieza musical. Esto limita el espacio para la improvisación o la ornamentación ad libitum, que son frecuentes en la música artística no-Europea y en la música popular.[5][6][7]​ Otra característica es que mientras la mayoría de los estilos «populares» tienden a desarrollarse alrededor del género de las canciones, la música clásica se ha caracterizado por el desarrollo de formas y géneros musicales altamente sofisticados y relajantes, y por el empleo de una muy variada y compleja instrumentación.[8]​ Por ello, la música clásica suele requerir de tanto los músicos como los compositores un alto grado de profesionalización y especialización.

El término música clásica aparece por primera vez a principios del siglo XIX, en un intento para destacar el período como una edad dorada de la música.[9][1][10]​ En la actualidad está asociado a la tradición de música culta y académica descrita arriba, y es a veces sustituido por música culta o música académica para incidir en la existencia de música de corte «clásico» (en oposición a contemporánea), en otros géneros como por ejemplo la música rock (véase Rock clásico). Sin embargo, de forma popular, el término música clásica suele reservarse casi en exclusiva para referirse al contenido de este artículo.

Formalización y contenido

La música clásica está hecha exclusivamente para ser escuchada, a diferencia de otras músicas adjuntas a otras formas de entretenimiento (la música de cine a veces se ejecuta en salas de concierto). Los conciertos de música clásica suelen tener una atmósfera solemne, se espera que el público esté en silencio para evitar distraer al músico y los oyentes. Los intérpretes de ordinario visten de manera formal, una práctica vista como un gesto de respeto para la música y el público; y tampoco interactúan directamente o bromean con el público.

Como en las bellas artes, la música clásica aspira a comunicar una cualidad trascendental de la emoción, que expresa algo universal acerca de la condición humana. Si bien la expresión emocional no es una propiedad exclusiva de la música clásica, esta honda de exploración en la emoción permite que la mejor música clásica alcance lo que ha sido denominado lo «sublime» en el arte. Muchos ejemplos pueden citarse para demostrar esto. Por ejemplo, la musicalización del poema de Friedrich Schiller «Oda a la Alegría» en la Novena sinfonía de Beethoven, que suele interpretarse en actos de independencia nacional o de celebración, como aquella famosa ocasión en que la dirigió Leonard Bernstein para celebrar la caída del Muro de Berlín, y la tradición japonesa de tocarla para celebrar el Año Nuevo. Sin embargo, otros compositores, como Iannis Xenakis, argumentan que el efecto emocional de la música en los oyentes es arbitrario y que, por lo tanto, la complejidad objetiva o el contenido de información de la pieza es lo supremo.

A lo largo de la historia, los padres se aseguraron de que sus hijos fuesen instruidos en la música culta desde muy temprana edad. Una experiencia musical temprana daba las bases para un estudio serio posterior. Para aquellos que deseaban ser ejecutantes, cualquier instrumento es prácticamente imposible de aprender a nivel profesional si, o al menos un instrumento similar, no eran aprendidos desde la infancia. Algunos padres buscaban la enseñanza musical por razones sociales o en un esfuerzo por impartirles un útil sentido de la autodisciplina; las lecciones parecen mostrar también un incremento en el desempeño académico. Se considera además, que el conocimiento de las obras de la música clásica es parte de una buena cultura general.

Interpretación

Los compositores clásicos aspiran a su música de una relación muy profunda entre su contenido afectivo (emocional), y los medios con los que lo logra. Muchas de las obras clásicas más elogiadas hacen uso del desarrollo musical, el proceso por el que un germen, idea o motivo musical es repetido en distintos contextos, o alterados de tal manera que la mente del oyente, conscientemente o no, compara las diferentes versiones. Los géneros clásicos de la forma sonata y la fuga emplean rigurosamente formas de desarrollo musical. Generalmente, las obras de música clásica muestran una gran complejidad musical gracias al uso que hace el compositor del desarrollo, modulación (cambios de tonalidad), variación antes que la exacta repetición, frases musicales que no siempre tienen la misma longitud, contrapunto, polifonía y una armonía sofisticada. Además, muchas obras clásicas bastante largas (de 30 minutos a 3 horas) son construidas a partir de jerarquías de unidades más pequeñas: las frases, los períodos, las secciones y los movimientos. El análisis schenkeriano es una rama de la música que intenta distinguir estos niveles estructurales.

Su transmisión escrita, junto con la veneración dada a ciertas obras clásicas, ha llevado a la expectativa de que el ejecutante tocará la obra de tal modo que realizará en detalle las intenciones originales del compositor. Por lo tanto, las desviaciones de las instrucciones del compositor a veces son condenadas como fallas completas éticas. Durante el siglo XIX, los detalles que los compositores colocaban en sus partituras fueron incrementándose. Así vemos un opuesto rechazo-admiración por los ejecutantes que ofrecen nuevas «interpretaciones» de la obra de un compositor, y no es desconocido que un compositor le pida al intérprete una mejor realización de sus intenciones originales que la que él mismo pudo lograr. De este modo, los ejecutantes de música clásica alcanzan a menudo reputaciones muy altas por su musicalidad, aunque ellos mismos no compongan. Otra consecuencia de la primacía de la partitura escrita del compositor es que la improvisación juega una menor presencia, en marcado contraste con otras tradiciones como el jazz, en donde la improvisación es básica. La improvisación en la música clásica era mucho más frecuente en el Barroco que en el siglo XIX y siglo XX, y recientemente la interpretación de aquella música por músicos clásicos modernos ha sido enriquecida por el resurgimiento de antiguas prácticas improvisatorias. Durante el periodo clásico, Mozart y Beethoven improvisaban a veces las cadencias de sus conciertos para piano (y animaban a otros a hacer lo mismo), pero también tendían a dar cadencias escritas para que otros solistas pudiesen usarlas.

Influencias de la música popular

La música académica siempre ha sido influida por, o ha tomado material de, la música popular. Los ejemplos incluyen música ocasional, como el uso por Brahms de canciones estudiantiles para la bebida en su Obertura para un festival académico, géneros ejemplificados por la Ópera de los tres centavos de Kurt Weill y la influencia del jazz en la música de compositores de inicios y mediados del siglo XX, como Maurice Ravel. Ciertos compositores clásicos posmodernos y postminimalistas reconocen su deuda con la música popular. También hay muchos ejemplos de influencia en el otro sentido, incluyendo canciones populares basadas en música clásica, el uso que se hizo del Canon de Pachelbel desde los años setenta, el fenómeno del musical crossover, en el que los músicos clásicos adquieren gran éxito en el terreno de la música popular (un notable ejemplo es la serie de grabaciones Hooked on Classics hechas por la Orquesta Filarmónica Real a inicios de los años ochenta). De hecho, puede argumentarse que el género completo de la música de cine puede ser considerada parte de esta influencia, dado que brinda la música orquestal a vastos públicos de cine meros que de otra manera no escucharían semejante música (no obstante, la mayoría la escuchan inconscientemente). Compositores de música clásica han hecho uso de la música folclórica (música creado por músicos autodidactas, la mayoría de una pura tradición oral). Algunos lo han hecho con una ideología nacionalista explícita, otros simplemente la han explotado como parte de su material temático. Algunos fragmentos de música clásica son frecuentemente usados comercialmente (es decir, en la publicidad o como parte de las bandas sonoras de películas de entretenimiento). En la publicidad televisiva, algunos pasajes orquestales poderosos o rítmicos se han convertido en clichés, pudiendo mencionar el inicio «O Fortuna» de Cármina Burana de Carl Orff por la fuerte presencia de la percusión y el coro brindando un pasaje de carácter épico. Se puede mencionar también el «Dies Irae» del Réquiem de Mozart y selecciones Rodeo de Aaron Copland. Similarmente, en las películas a menudo se recurre a pasajes clichés de música clásica para representar el refinamiento o la opulencia: probablemente la obra más escuchada en esta categoría es Eine Kleine Nachtmusik de Mozart.

Notación musical

 
La música académica occidental ha desarrollado un método de escritura basado en dos ejes: el horizontal representa el transcurso del tiempo, y el vertical la altura del sonido; la duración de cada sonido está dada por la forma de las figuras musicales.

Desde la antigua Grecia (en lo que respecta a música occidental) existen formas de notación musical. Sin embargo, es a partir de la música de la Edad Media (principalmente canto gregoriano) que se comienza a emplear el sistema de notación musical que evolucionaría al actual. En el Renacimiento cristalizó con los rasgos más o menos definitivos con que lo conocemos hoy, aunque ―como todo lenguaje― ha ido variando según las necesidades expresivas de los usuarios.

El sistema se basa en dos ejes: uno horizontal, que representa gráficamente el transcurrir del tiempo, y otro vertical que representa gráficamente la altura del sonido. Las alturas se leen en relación a un pentagrama (un conjunto de cinco líneas horizontales) que al comienzo tiene una «clave» que tiene la función de atribuir a una de las líneas del pentagrama una determinada nota musical. En un pentagrama encabezado por la clave de sol en segunda línea nosotros leeremos como sol el sonido que se escribe en la segunda línea (contando desde abajo), como la el sonido que se escribe en el espacio entre la segunda y la tercera líneas, como si el sonido en la tercera línea, etc. Para los sonidos que quedan fuera de la clave se escriben líneas adicionales. Las claves más usadas son las de Do en tercera línea (clave que toma como referencia al Do de 261,63 Hz, el do central del piano), la de Sol en segunda (que se refiere al Sol que está una quinta por encima del do central), y la de fa en cuarta (referida al fa que está una quinta por debajo del do central).

El discurso musical está dividido en unidades iguales de tiempo llamadas compases: cada línea vertical que atraviesa el pentagrama marca el final de un compás y el comienzo del siguiente. Al comienzo del pentagrama habrá una fracción con dos números; el número de arriba indica la cantidad de tiempos que tiene cada compás; el número de abajo nos indica cuál será la unidad de tiempo.

Para escribir las duraciones se utiliza un sistema de figuras musicales: la redonda (representada como un círculo blanco), la blanca (un círculo blanco con un palito vertical llamado plica), la negra (igual que la blanca pero con un círculo negro), la corchea (igual que la negra pero con un palito horizontal que comienza en la punta de la plica), la semicorchea (igual que la corchea pero con dos palitos horizontales), etc. Cada una vale la mitad de su antecesora: la blanca vale la mitad que una redonda y el doble que una negra, etc.

Las figuras son duraciones relativas; para saber qué figura es la unidad de tiempo en determinada partitura, debemos fijarnos en el número inferior de la indicación del compás: si es 1, cada redonda corresponderá a un tiempo; si es 2, cada blanca corresponderá a un tiempo; si es 4, cada tiempo será representado por una negra, etc. Así, una partitura encabezada por un 3/4 estará dividida en compases en los que entren tres negras (o seis corcheas, o una negra y cuatro corcheas, etc.); un compás de 4/8 tendrá cuatro tiempos, cada uno de ellos representados por una corchea, etc.

Para representar los silencios, el sistema posee otros signos que representan un silencio de redonda, de blanca, etc.

Como se ve, las duraciones están establecidas según una relación binaria (doble o mitad), lo que no prevé la subdivisión por tres, que será indicada con «tresillos». Cuando se desea que a una nota o silencio se le agregue la mitad de su duración, se le coloca un punto a la derecha (puntillo). Cuando se desea que la nota dure, además de su valor, otro determinado valor, se escriben dos notas y se las une por medio de una línea arqueada llamada ligadura de prolongación.

En general, las incapacidades del sistema son subsanadas apelando a palabras escritas más o menos convencionales, generalmente en italiano. Así, por ejemplo, las intensidades se indican mediante el uso de una f (forte, fuerte) o una p (piano, suave), o varias efes y pes juntas. La velocidad de los pulsos o tempo se indica con palabras al comienzo de la partitura que son, en orden de velocidad: largo, lento, adagio, moderato, andante, allegro, presto.

Instrumentación

La música clásica también se distingue por los instrumentos que utilizan. Los instrumentos usados en la práctica común de la música clásica fueron inventados antes de la mitad del siglo XIX (la mayoría mucho antes), y codificados en los siglos XVIII y XIX. Consisten en los instrumentos que encontramos en la orquesta sinfónica, junto a otros pocos instrumentos solistas (como el piano, el clavicémbalo y el órgano). Los instrumentos electrónicos, como la guitarra eléctrica y el violín eléctrico, juegan un papel predominante en la música popular, pero de hecho no tienen ninguno en la música clásica antes del siglo XX, y sólo aparecen ocasionalmente en la música clásica del siglo XX y siglo XXI. Tanto los músicos populares como los clásicos han experimentado en las últimas décadas con instrumentos eléctricos, como el sintetizador, con técnicas electrónicas y digitales, como el uso de sonidos sampleados o generados por computador, y el sonido de instrumentos otras culturas, como el gamelan. Es importante notar que todos los instrumentos bajos no existían antes del Renacimiento. En la música medieval, los instrumentos estaban divididos en dos categorías: instrumentos fuertes para usar en exteriores o en la Iglesia e instrumentos más suaves para uso en interiores. Muchos de los instrumentos que son asociados hoy con la música popular tuvieron un papel importante en la música clásica antigua, tales como la gaita, la vihuela, la zanfona y otros instrumentos de viento. Por otro lado, la guitarra acústica, asociada a la música popular, ha empezado a ganar preponderancia en la música clásica a lo largo de los siglos XIX y XX. La voz humana es también un instrumento musical privilegiado de la música clásica, aunque también es usado en la música popular. Diversos géneros utilizan las voces, solas o bien con acompañamiento instrumental: la ópera, la música coral y el lied.

Mientras que el temperamento igual fue gradualmente aceptado como el sistema de afinación en el siglo XVIII, otros tipos de temperamento, de origen histórico, se emplean a menudo en la música de períodos anteriores al Barroco tardío; El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach es utilizado como referencia temporal para indicar el comienzo de ese cambio de temperamento. Por ejemplo, la música del Renacimiento inglés se acostumbra a ejecutar con el temperamento medio.

Historia de la música clásica

Orígenes

Los siglos XVII y XVIII fueron el periodo formativo de la música clásica y vieron nacer la opera y el oratorio, la sonata, el concierto y la sinfonía. Los italianos fueron los primeros en desarrollar estos géneros, pero les siguieron pronto los alemanes, austriacos e ingleses. La música clásica surgió tomando elementos de otras tradiciones musicales occidentales, tanto litúrgicas como seculares, por caso la música de la Antigua Grecia o la Música de la Antigua Roma (sobre todo por sus contribuciones teóricas), o la música de la Iglesia católica (principalmente el canto gregoriano).

Los hitos que definieron su rumbo, fue el descubrimiento y posterior desarrollo de la polifónica, así como el posterior desarrollo de la armonía, la revolución musical conocida como el Ars nova y la evolución de la notación musical, además del estudio de la estética musical. Con la era de los descubrimientos que comenzó en el siglo;XV y posterior colonialismo, la música clásica llegó a otros continentes y sufrió una síntesis con las tradiciones musicales de los nuevos territorios. Encontramos expresiones de la música clásica en Brasil (por ejemplo, Heitor Villa-Lobos), Estados Unidos (por ejemplo, Charles Ives), Hispanoamericano (por ejemplo, Alberto Ginastera, José Ángel Montero), Asia (por ejemplo, Takemitsu, Tan Dun), África y Oceanía, pero que están conectadas a la música clásica de tradición europea.

Períodos de hace años

Existe un sistema de división de la historia de la composición de la música clásica en distintos períodos que es ampliamente aceptado. Las fechas son generalizaciones, ya que los períodos se sobreponen unos a otros. Algunas voces autorizadas subdividen los periodos, la fecha o el género. Sin embargo, debe notarse que estas categorías son arbitrarias; por ejemplo, el uso del contrapunto y la fuga, que es considerada una característica del Barroco, fue continuado por Mozart, a quien se considera un compositor clásico, y por Beethoven, a quien normalmente se le describe como en medio del periodo clásico y romántico; y también por Brahms, quien es clasificado como romántico. De acuerdo a este sistema, las principales divisiones son:

  • Música renacentista: El concepto de Renacimiento fue empleado por el pintor Vasari en el año de 1500 y se le emplea habitualmente para referirse al arte de los siglos XV y XVI en Italia. Este término significa un renacimiento del hombre a partir de un encuentro deliberado con la Antigüedad. La nueva imagen del hombre lleva asimismo hacia un nuevo tipo de artista (con precursores en el siglo XVI): el genio, quien se siente una fuerza creadora en un orden divino. Así mismo, la nueva conciencia de sí mismo del hombre se refleja en los disturbios eclesiásticos y en las guerras religiosas, en los numerosos concilios celebrados en el siglo XV, en la obra reformadora sobre todo de Martín Lutero y en la Contrarreforma con el Concilio de Trento. Las características estilísticas que definen la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto, y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Entre sus formas musicales más difundidas se encuentran la misa y el motete en el género religioso, el madrigal, el villancico y la chanson en el género profano, y las danzas, el ricercare y la canzona en la música instrumental. Entre los compositores más destacados de este periodo se hallan Josquin Desprez, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso y Tomás Luis de Victoria.
  • Música clásica: Entre 1730 y 1820, fue una era importante que estableció varias de las normas de composición y estructura. El período clásico también está marcado por la desaparición del clavicémbalo y el clavicordio en favor del nuevo piano, que a partir de ese momento se convirtió en el instrumento predominante para la interpretación en teclado y la composición.
  • Música romántica: Entre 1815 y 1910. Período en que se codificó la práctica, se extendió el papel de la música en la vida cultural y se crearon instituciones para la enseñanza, ejecución y conservación de las obras musicales.
  • Música moderna: Entre 1905 y 1985. Representó una crisis en los valores de la música clásica y su rol dentro de la vida intelectual, y la extensión de la teoría y la técnica. Algunos teóricos, como Arnold Schoenberg en su ensayo Brahms, el progresivo, insisten en que el Modernismo representa una progresión lógica de las tendencias en la composición del siglo XIX. Otros sostienen un punto de vista opuesto, que indica que el modernismo representa el rechazo o la negación del método de composición clásica.
  • Música del siglo XX: Usado normalmente para describir la amplia variedad de subgéneros posteriores al Romanticismo empleados hasta el año 2000, incluyendo a los posromántico, moderno y posmoderno
  • Música clásica contemporánea: El término es utilizado a veces para describir la música compuesta en los últimos años del siglo XX hasta el presente.
  • El prefijo neo suele emplearse para describir a una composición del siglo XX o contemporánea escrita en un género perteneciente a un periodo anterior, como el clásico, romántico o moderno, pero con un lenguaje moderno. Por ejemplo, la Sinfonía clásica de Prokofiev ―que acude a los modelos de la sinfonía del clasicismo de Haydn― es considerada una composición neoclásica.

El siguiente gráfico muestra una selección resumida de los más famosos compositores de música clásica:

Véase también

Referencias

  1. "Classical", The Oxford Concise Dictionary of Music, ed. Michael Kennedy, (Oxford, 2007), Oxford Reference Online. Consultado el 23 de julio de 2007.
  2. Kennedy, Michael (2006). The Oxford Dictionary of Music, 985 págs, en inglés, ISBN 0-19-861459-4.
  3. «Música clásica», sexta acepción de la palabra «clásico», en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. La define como la ‘música de tradición culta’.
  4. Chew, Geffrey & Rastall, Richard. Notation, §III, 1(vi): Plainchant: Pitch-specific notations, 13th–16th centuries, Grove Music Online, ed. L. Macy (consultado el July 23 de 2007), grovemusic.com (acceso con suscripción).
  5. Malm, W.P./Hughes, David W.. Japan, §III, 1: Notation systems: Introduction, Grove Music Online, ed. L. Macy (consultado el July 23 de 2007), grovemusic.com (acceso con suscripción).
  6. IAN D. BENT, DAVID W. HUGHES, ROBERT C. PROVINE, RICHARD RASTALL, ANNE KILMER. Notation, §I: General, Grove Music Online, ed. L. Macy (consultado el July 23 de 2007), grovemusic.com (acceso con suscripción).
  7. Middleton, Richard. Popular music, §I, 4: Europe & North America: Genre, form, style, Grove Music Online, ed. L. Macy (consultado el July 23 de 2007), grovemusic.com (acceso con suscripción).
  8. Julian Johnson (2002) Who Needs Classical Music?: Cultural Choice and Musical Value: p. 63.
  9. Rushton, Julian, Classical Music, (London, 1994), 10
  10. The Oxford English Dictionary (2007). «classical, a.». The OED Online. Consultado el 10 de mayo de 2007. 

Bibliografía

  • Sorce Keller, Marcello: «Declassicizziamo la musica “classica”: alcune riflessioni sul giardino botanico dell’arte musicale», artículo en la revista Musica/Realtà, LXXIX, no. 1, pp. 23-34.

Enlaces externos

  • MusicaAntigua.com, sitio web de música antigua (en español)
  • Radio Clásica, de Radio Nacional de España.
  • Doce Notas, revista de música y danza.
  • Emisoras de música clásica por Internet.
  • Music World, línea de tiempo, compositores e instrumentos
  • Música clásica de varios autores
  •   Datos: Q9730
  •   Multimedia: Classical music

música, clásica, debe, confundirse, música, clasicismo, música, clásica, corriente, musical, basa, principalmente, música, producida, basada, tradiciones, música, litúrgica, secular, occidente, principalmente, europa, occidental, abarca, periodo, tiempo, aprox. No debe confundirse con Musica del Clasicismo La musica clasica es la corriente musical que se basa principalmente en la musica producida o basada en las tradiciones de la musica liturgica y secular de Occidente principalmente Europa Occidental Abarca un periodo de tiempo que va aproximadamente del siglo XI a la actualidad aunque esta definicion no es aplicable a la musica realizada en el siglo XX a pesar de presentar las mismas caracteristicas 1 si bien las principales caracteristicas del genero fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900 que es habitualmente considerado como el periodo caracteristico de produccion de la musica clasica En un sentido historiografico la musica clasica antigua se divide en varios periodos musica antigua o medieval que abarca el periodo comprendido por la Baja Edad Media en Europa 1000 1400 la musica renacentista 1400 1600 la musica barroca que coincide con desarrollo del arte barroco 1600 1750 el clasicismo 1750 1800 que en la Historia de la musica y la musicologia es a veces llamado musica clasica 2 el Romanticismo 1800 1910 y la musica contemporanea que comprende las distintas corrientes de musica clasica del siglo XX que adopta la composicion atonal y disonante y otras tendencias opuestas a corrientes anteriores Montaje de grandes compositores de musica clasica En orden cronologico de izquierda a derecha Alto Antonio Vivaldi Johann Sebastian Bach Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven segunda fila Franz Schubert Frederic Chopin Richard Wagner Pyotr Ilyich Tchaikovsky tercera fila Johannes Brahms Antonin Dvorak Igor Stravinsky Dimitri Shostakovich Ultima fila Bela Bartok George Gershwin Heitor Villa Lobos Krzysztof Penderecki Debido tanto a sus caracteristicas tecnicas a la creciente profesionalizacion de la profesion de musico y compositor y al contexto socio cultural en el que se desarrolla bajo el patronazgo de aristocracia iglesia y burguesia la musica clasica es habitualmente definida como la musica de tradicion culta 3 En ese sentido la musica clasica se distingue de la musica popular y de otras formas musicales no europeas por su caracteristica notacion musical simbolica en uso desde aproximadamente el siglo XVI 4 Dicha notacion permite a los compositores prescribir de forma detallada el tempo la metrica el ritmo la altura y la ejecucion precisa de cada pieza musical Esto limita el espacio para la improvisacion o la ornamentacion ad libitum que son frecuentes en la musica artistica no Europea y en la musica popular 5 6 7 Otra caracteristica es que mientras la mayoria de los estilos populares tienden a desarrollarse alrededor del genero de las canciones la musica clasica se ha caracterizado por el desarrollo de formas y generos musicales altamente sofisticados y relajantes y por el empleo de una muy variada y compleja instrumentacion 8 Por ello la musica clasica suele requerir de tanto los musicos como los compositores un alto grado de profesionalizacion y especializacion El termino musica clasica aparece por primera vez a principios del siglo XIX en un intento para destacar el periodo como una edad dorada de la musica 9 1 10 En la actualidad esta asociado a la tradicion de musica culta y academica descrita arriba y es a veces sustituido por musica culta o musica academica para incidir en la existencia de musica de corte clasico en oposicion a contemporanea en otros generos como por ejemplo la musica rock vease Rock clasico Sin embargo de forma popular el termino musica clasica suele reservarse casi en exclusiva para referirse al contenido de este articulo Indice 1 Formalizacion y contenido 2 Interpretacion 3 Influencias de la musica popular 4 Notacion musical 5 Instrumentacion 6 Historia de la musica clasica 6 1 Origenes 6 2 Periodos de hace anos 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externosFormalizacion y contenido EditarLa musica clasica esta hecha exclusivamente para ser escuchada a diferencia de otras musicas adjuntas a otras formas de entretenimiento la musica de cine a veces se ejecuta en salas de concierto Los conciertos de musica clasica suelen tener una atmosfera solemne se espera que el publico este en silencio para evitar distraer al musico y los oyentes Los interpretes de ordinario visten de manera formal una practica vista como un gesto de respeto para la musica y el publico y tampoco interactuan directamente o bromean con el publico Como en las bellas artes la musica clasica aspira a comunicar una cualidad trascendental de la emocion que expresa algo universal acerca de la condicion humana Si bien la expresion emocional no es una propiedad exclusiva de la musica clasica esta honda de exploracion en la emocion permite que la mejor musica clasica alcance lo que ha sido denominado lo sublime en el arte Muchos ejemplos pueden citarse para demostrar esto Por ejemplo la musicalizacion del poema de Friedrich Schiller Oda a la Alegria en la Novena sinfonia de Beethoven que suele interpretarse en actos de independencia nacional o de celebracion como aquella famosa ocasion en que la dirigio Leonard Bernstein para celebrar la caida del Muro de Berlin y la tradicion japonesa de tocarla para celebrar el Ano Nuevo Sin embargo otros compositores como Iannis Xenakis argumentan que el efecto emocional de la musica en los oyentes es arbitrario y que por lo tanto la complejidad objetiva o el contenido de informacion de la pieza es lo supremo A lo largo de la historia los padres se aseguraron de que sus hijos fuesen instruidos en la musica culta desde muy temprana edad Una experiencia musical temprana daba las bases para un estudio serio posterior Para aquellos que deseaban ser ejecutantes cualquier instrumento es practicamente imposible de aprender a nivel profesional si o al menos un instrumento similar no eran aprendidos desde la infancia Algunos padres buscaban la ensenanza musical por razones sociales o en un esfuerzo por impartirles un util sentido de la autodisciplina las lecciones parecen mostrar tambien un incremento en el desempeno academico Se considera ademas que el conocimiento de las obras de la musica clasica es parte de una buena cultura general Interpretacion EditarLos compositores clasicos aspiran a su musica de una relacion muy profunda entre su contenido afectivo emocional y los medios con los que lo logra Muchas de las obras clasicas mas elogiadas hacen uso del desarrollo musical el proceso por el que un germen idea o motivo musical es repetido en distintos contextos o alterados de tal manera que la mente del oyente conscientemente o no compara las diferentes versiones Los generos clasicos de la forma sonata y la fuga emplean rigurosamente formas de desarrollo musical Generalmente las obras de musica clasica muestran una gran complejidad musical gracias al uso que hace el compositor del desarrollo modulacion cambios de tonalidad variacion antes que la exacta repeticion frases musicales que no siempre tienen la misma longitud contrapunto polifonia y una armonia sofisticada Ademas muchas obras clasicas bastante largas de 30 minutos a 3 horas son construidas a partir de jerarquias de unidades mas pequenas las frases los periodos las secciones y los movimientos El analisis schenkeriano es una rama de la musica que intenta distinguir estos niveles estructurales Su transmision escrita junto con la veneracion dada a ciertas obras clasicas ha llevado a la expectativa de que el ejecutante tocara la obra de tal modo que realizara en detalle las intenciones originales del compositor Por lo tanto las desviaciones de las instrucciones del compositor a veces son condenadas como fallas completas eticas Durante el siglo XIX los detalles que los compositores colocaban en sus partituras fueron incrementandose Asi vemos un opuesto rechazo admiracion por los ejecutantes que ofrecen nuevas interpretaciones de la obra de un compositor y no es desconocido que un compositor le pida al interprete una mejor realizacion de sus intenciones originales que la que el mismo pudo lograr De este modo los ejecutantes de musica clasica alcanzan a menudo reputaciones muy altas por su musicalidad aunque ellos mismos no compongan Otra consecuencia de la primacia de la partitura escrita del compositor es que la improvisacion juega una menor presencia en marcado contraste con otras tradiciones como el jazz en donde la improvisacion es basica La improvisacion en la musica clasica era mucho mas frecuente en el Barroco que en el siglo XIX y siglo XX y recientemente la interpretacion de aquella musica por musicos clasicos modernos ha sido enriquecida por el resurgimiento de antiguas practicas improvisatorias Durante el periodo clasico Mozart y Beethoven improvisaban a veces las cadencias de sus conciertos para piano y animaban a otros a hacer lo mismo pero tambien tendian a dar cadencias escritas para que otros solistas pudiesen usarlas Influencias de la musica popular EditarLa musica academica siempre ha sido influida por o ha tomado material de la musica popular Los ejemplos incluyen musica ocasional como el uso por Brahms de canciones estudiantiles para la bebida en su Obertura para un festival academico generos ejemplificados por la opera de los tres centavos de Kurt Weill y la influencia del jazz en la musica de compositores de inicios y mediados del siglo XX como Maurice Ravel Ciertos compositores clasicos posmodernos y postminimalistas reconocen su deuda con la musica popular Tambien hay muchos ejemplos de influencia en el otro sentido incluyendo canciones populares basadas en musica clasica el uso que se hizo del Canon de Pachelbel desde los anos setenta el fenomeno del musical crossover en el que los musicos clasicos adquieren gran exito en el terreno de la musica popular un notable ejemplo es la serie de grabaciones Hooked on Classics hechas por la Orquesta Filarmonica Real a inicios de los anos ochenta De hecho puede argumentarse que el genero completo de la musica de cine puede ser considerada parte de esta influencia dado que brinda la musica orquestal a vastos publicos de cine meros que de otra manera no escucharian semejante musica no obstante la mayoria la escuchan inconscientemente Compositores de musica clasica han hecho uso de la musica folclorica musica creado por musicos autodidactas la mayoria de una pura tradicion oral Algunos lo han hecho con una ideologia nacionalista explicita otros simplemente la han explotado como parte de su material tematico Algunos fragmentos de musica clasica son frecuentemente usados comercialmente es decir en la publicidad o como parte de las bandas sonoras de peliculas de entretenimiento En la publicidad televisiva algunos pasajes orquestales poderosos o ritmicos se han convertido en cliches pudiendo mencionar el inicio O Fortuna de Carmina Burana de Carl Orff por la fuerte presencia de la percusion y el coro brindando un pasaje de caracter epico Se puede mencionar tambien el Dies Irae del Requiem de Mozart y selecciones Rodeo de Aaron Copland Similarmente en las peliculas a menudo se recurre a pasajes cliches de musica clasica para representar el refinamiento o la opulencia probablemente la obra mas escuchada en esta categoria es Eine Kleine Nachtmusik de Mozart Notacion musical EditarArticulo principal Notacion musical La musica academica occidental ha desarrollado un metodo de escritura basado en dos ejes el horizontal representa el transcurso del tiempo y el vertical la altura del sonido la duracion de cada sonido esta dada por la forma de las figuras musicales Desde la antigua Grecia en lo que respecta a musica occidental existen formas de notacion musical Sin embargo es a partir de la musica de la Edad Media principalmente canto gregoriano que se comienza a emplear el sistema de notacion musical que evolucionaria al actual En el Renacimiento cristalizo con los rasgos mas o menos definitivos con que lo conocemos hoy aunque como todo lenguaje ha ido variando segun las necesidades expresivas de los usuarios El sistema se basa en dos ejes uno horizontal que representa graficamente el transcurrir del tiempo y otro vertical que representa graficamente la altura del sonido Las alturas se leen en relacion a un pentagrama un conjunto de cinco lineas horizontales que al comienzo tiene una clave que tiene la funcion de atribuir a una de las lineas del pentagrama una determinada nota musical En un pentagrama encabezado por la clave de sol en segunda linea nosotros leeremos como sol el sonido que se escribe en la segunda linea contando desde abajo como la el sonido que se escribe en el espacio entre la segunda y la tercera lineas como si el sonido en la tercera linea etc Para los sonidos que quedan fuera de la clave se escriben lineas adicionales Las claves mas usadas son las de Do en tercera linea clave que toma como referencia al Do de 261 63 Hz el do central del piano la de Sol en segunda que se refiere al Sol que esta una quinta por encima del do central y la de fa en cuarta referida al fa que esta una quinta por debajo del do central El discurso musical esta dividido en unidades iguales de tiempo llamadas compases cada linea vertical que atraviesa el pentagrama marca el final de un compas y el comienzo del siguiente Al comienzo del pentagrama habra una fraccion con dos numeros el numero de arriba indica la cantidad de tiempos que tiene cada compas el numero de abajo nos indica cual sera la unidad de tiempo Para escribir las duraciones se utiliza un sistema de figuras musicales la redonda representada como un circulo blanco la blanca un circulo blanco con un palito vertical llamado plica la negra igual que la blanca pero con un circulo negro la corchea igual que la negra pero con un palito horizontal que comienza en la punta de la plica la semicorchea igual que la corchea pero con dos palitos horizontales etc Cada una vale la mitad de su antecesora la blanca vale la mitad que una redonda y el doble que una negra etc Las figuras son duraciones relativas para saber que figura es la unidad de tiempo en determinada partitura debemos fijarnos en el numero inferior de la indicacion del compas si es 1 cada redonda correspondera a un tiempo si es 2 cada blanca correspondera a un tiempo si es 4 cada tiempo sera representado por una negra etc Asi una partitura encabezada por un 3 4 estara dividida en compases en los que entren tres negras o seis corcheas o una negra y cuatro corcheas etc un compas de 4 8 tendra cuatro tiempos cada uno de ellos representados por una corchea etc Para representar los silencios el sistema posee otros signos que representan un silencio de redonda de blanca etc Como se ve las duraciones estan establecidas segun una relacion binaria doble o mitad lo que no preve la subdivision por tres que sera indicada con tresillos Cuando se desea que a una nota o silencio se le agregue la mitad de su duracion se le coloca un punto a la derecha puntillo Cuando se desea que la nota dure ademas de su valor otro determinado valor se escriben dos notas y se las une por medio de una linea arqueada llamada ligadura de prolongacion En general las incapacidades del sistema son subsanadas apelando a palabras escritas mas o menos convencionales generalmente en italiano Asi por ejemplo las intensidades se indican mediante el uso de una f forte fuerte o una p piano suave o varias efes y pes juntas La velocidad de los pulsos o tempo se indica con palabras al comienzo de la partitura que son en orden de velocidad largo lento adagio moderato andante allegro presto Instrumentacion EditarLa musica clasica tambien se distingue por los instrumentos que utilizan Los instrumentos usados en la practica comun de la musica clasica fueron inventados antes de la mitad del siglo XIX la mayoria mucho antes y codificados en los siglos XVIII y XIX Consisten en los instrumentos que encontramos en la orquesta sinfonica junto a otros pocos instrumentos solistas como el piano el clavicembalo y el organo Los instrumentos electronicos como la guitarra electrica y el violin electrico juegan un papel predominante en la musica popular pero de hecho no tienen ninguno en la musica clasica antes del siglo XX y solo aparecen ocasionalmente en la musica clasica del siglo XX y siglo XXI Tanto los musicos populares como los clasicos han experimentado en las ultimas decadas con instrumentos electricos como el sintetizador con tecnicas electronicas y digitales como el uso de sonidos sampleados o generados por computador y el sonido de instrumentos otras culturas como el gamelan Es importante notar que todos los instrumentos bajos no existian antes del Renacimiento En la musica medieval los instrumentos estaban divididos en dos categorias instrumentos fuertes para usar en exteriores o en la Iglesia e instrumentos mas suaves para uso en interiores Muchos de los instrumentos que son asociados hoy con la musica popular tuvieron un papel importante en la musica clasica antigua tales como la gaita la vihuela la zanfona y otros instrumentos de viento Por otro lado la guitarra acustica asociada a la musica popular ha empezado a ganar preponderancia en la musica clasica a lo largo de los siglos XIX y XX La voz humana es tambien un instrumento musical privilegiado de la musica clasica aunque tambien es usado en la musica popular Diversos generos utilizan las voces solas o bien con acompanamiento instrumental la opera la musica coral y el lied Mientras que el temperamento igual fue gradualmente aceptado como el sistema de afinacion en el siglo XVIII otros tipos de temperamento de origen historico se emplean a menudo en la musica de periodos anteriores al Barroco tardio El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach es utilizado como referencia temporal para indicar el comienzo de ese cambio de temperamento Por ejemplo la musica del Renacimiento ingles se acostumbra a ejecutar con el temperamento medio Historia de la musica clasica EditarArticulo principal Historia de la musica Origenes Editar Los siglos XVII y XVIII fueron el periodo formativo de la musica clasica y vieron nacer la opera y el oratorio la sonata el concierto y la sinfonia Los italianos fueron los primeros en desarrollar estos generos pero les siguieron pronto los alemanes austriacos e ingleses La musica clasica surgio tomando elementos de otras tradiciones musicales occidentales tanto liturgicas como seculares por caso la musica de la Antigua Grecia o la Musica de la Antigua Roma sobre todo por sus contribuciones teoricas o la musica de la Iglesia catolica principalmente el canto gregoriano Los hitos que definieron su rumbo fue el descubrimiento y posterior desarrollo de la polifonica asi como el posterior desarrollo de la armonia la revolucion musical conocida como el Ars nova y la evolucion de la notacion musical ademas del estudio de la estetica musical Con la era de los descubrimientos que comenzo en el siglo XV y posterior colonialismo la musica clasica llego a otros continentes y sufrio una sintesis con las tradiciones musicales de los nuevos territorios Encontramos expresiones de la musica clasica en Brasil por ejemplo Heitor Villa Lobos Estados Unidos por ejemplo Charles Ives Hispanoamericano por ejemplo Alberto Ginastera Jose Angel Montero Asia por ejemplo Takemitsu Tan Dun Africa y Oceania pero que estan conectadas a la musica clasica de tradicion europea Periodos de hace anos Editar Existe un sistema de division de la historia de la composicion de la musica clasica en distintos periodos que es ampliamente aceptado Las fechas son generalizaciones ya que los periodos se sobreponen unos a otros Algunas voces autorizadas subdividen los periodos la fecha o el genero Sin embargo debe notarse que estas categorias son arbitrarias por ejemplo el uso del contrapunto y la fuga que es considerada una caracteristica del Barroco fue continuado por Mozart a quien se considera un compositor clasico y por Beethoven a quien normalmente se le describe como en medio del periodo clasico y romantico y tambien por Brahms quien es clasificado como romantico De acuerdo a este sistema las principales divisiones son Musica renacentista El concepto de Renacimiento fue empleado por el pintor Vasari en el ano de 1500 y se le emplea habitualmente para referirse al arte de los siglos XV y XVI en Italia Este termino significa un renacimiento del hombre a partir de un encuentro deliberado con la Antiguedad La nueva imagen del hombre lleva asimismo hacia un nuevo tipo de artista con precursores en el siglo XVI el genio quien se siente una fuerza creadora en un orden divino Asi mismo la nueva conciencia de si mismo del hombre se refleja en los disturbios eclesiasticos y en las guerras religiosas en los numerosos concilios celebrados en el siglo XV en la obra reformadora sobre todo de Martin Lutero y en la Contrarreforma con el Concilio de Trento Las caracteristicas estilisticas que definen la musica renacentista son su textura polifonica que sigue las leyes del contrapunto y esta regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano Entre sus formas musicales mas difundidas se encuentran la misa y el motete en el genero religioso el madrigal el villancico y la chanson en el genero profano y las danzas el ricercare y la canzona en la musica instrumental Entre los compositores mas destacados de este periodo se hallan Josquin Desprez Giovanni Pierluigi da Palestrina Orlando di Lasso y Tomas Luis de Victoria Musica barroca Entre 1600 y 1750 Surge el uso de tonalidades mas complejas en lugar de la modalidad y el contrapunto Se popularizan los instrumentos de teclado el clavicembalo y el organo Musica clasica Entre 1730 y 1820 fue una era importante que establecio varias de las normas de composicion y estructura El periodo clasico tambien esta marcado por la desaparicion del clavicembalo y el clavicordio en favor del nuevo piano que a partir de ese momento se convirtio en el instrumento predominante para la interpretacion en teclado y la composicion Musica romantica Entre 1815 y 1910 Periodo en que se codifico la practica se extendio el papel de la musica en la vida cultural y se crearon instituciones para la ensenanza ejecucion y conservacion de las obras musicales Musica moderna Entre 1905 y 1985 Represento una crisis en los valores de la musica clasica y su rol dentro de la vida intelectual y la extension de la teoria y la tecnica Algunos teoricos como Arnold Schoenberg en su ensayo Brahms el progresivo insisten en que el Modernismo representa una progresion logica de las tendencias en la composicion del siglo XIX Otros sostienen un punto de vista opuesto que indica que el modernismo representa el rechazo o la negacion del metodo de composicion clasica Musica del siglo XX Usado normalmente para describir la amplia variedad de subgeneros posteriores al Romanticismo empleados hasta el ano 2000 incluyendo a los posromantico moderno y posmodernoMusica clasica contemporanea El termino es utilizado a veces para describir la musica compuesta en los ultimos anos del siglo XX hasta el presente El prefijo neo suele emplearse para describir a una composicion del siglo XX o contemporanea escrita en un genero perteneciente a un periodo anterior como el clasico romantico o moderno pero con un lenguaje moderno Por ejemplo la Sinfonia clasica de Prokofiev que acude a los modelos de la sinfonia del clasicismo de Haydn es considerada una composicion neoclasica El siguiente grafico muestra una seleccion resumida de los mas famosos compositores de musica clasica Vease tambien Editar Portal Musica clasica Contenido relacionado con Musica clasica Terminologia musical Peliculas sobre musica y musicos clasicos en ingles Referencias Editar a b Classical The Oxford Concise Dictionary of Music ed Michael Kennedy Oxford 2007 Oxford Reference Online Consultado el 23 de julio de 2007 Kennedy Michael 2006 The Oxford Dictionary of Music 985 pags en ingles ISBN 0 19 861459 4 Musica clasica sexta acepcion de la palabra clasico en el Diccionario de la lengua espanola de la Real Academia Espanola La define como la musica de tradicion culta Chew Geffrey amp Rastall Richard Notation III 1 vi Plainchant Pitch specific notations 13th 16th centuries Grove Music Online ed L Macy consultado el July 23 de 2007 grovemusic com acceso con suscripcion Malm W P Hughes David W Japan III 1 Notation systems Introduction Grove Music Online ed L Macy consultado el July 23 de 2007 grovemusic com acceso con suscripcion IAN D BENT DAVID W HUGHES ROBERT C PROVINE RICHARD RASTALL ANNE KILMER Notation I General Grove Music Online ed L Macy consultado el July 23 de 2007 grovemusic com acceso con suscripcion Middleton Richard Popular music I 4 Europe amp North America Genre form style Grove Music Online ed L Macy consultado el July 23 de 2007 grovemusic com acceso con suscripcion Julian Johnson 2002 Who Needs Classical Music Cultural Choice and Musical Value p 63 Rushton Julian Classical Music London 1994 10 The Oxford English Dictionary 2007 classical a The OED Online Consultado el 10 de mayo de 2007 Bibliografia EditarSorce Keller Marcello Declassicizziamo la musica classica alcune riflessioni sul giardino botanico dell arte musicale articulo en la revista Musica Realta LXXIX no 1 pp 23 34 Enlaces externos EditarMusicaAntigua com sitio web de musica antigua en espanol Radio Clasica de Radio Nacional de Espana Doce Notas revista de musica y danza Emisoras de musica clasica por Internet Music World linea de tiempo compositores e instrumentos Musica clasica de varios autores Datos Q9730 Multimedia Classical musicObtenido de https es wikipedia org w index php title Musica clasica amp oldid 137141722, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos