fbpx
Wikipedia

Rococó

El rococó es un movimiento artístico nacido en Francia, que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730 y 1760, aproximadamente.[cita requerida]

El columpio, una obra maestra de Fragonard, donde se recoge el espíritu refinado, exótico y sensual propio del rococó.

Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la representación de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente los temas galantes y amorosos. Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual.[cita requerida]

Historia de la palabra

Según Étienne-Jean Delécluze, el término «rococó» fue inventado en torno al año 1797 como una broma por Pierre-Maurice Quays, alumno de Jacques-Louis David. Supuestamente se trataría de una asociación de las palabras francesas «rocaille» y «baroque» (barroco), la primera de las cuales designa una ornamentación que imita piedras naturales y ciertas formas curvadas de conchas de moluscos. El término «rococó» tuvo durante mucho tiempo un sentido peyorativo, antes de ser aceptado a mediados del siglo XIX como un término propio de la historia del arte.

Contexto histórico y social

Su precedente se sitúa en los inicios del siglo XVIII coincidiendo con la regencia de Felipe de Orleans, cuando empezaron los tímidos cambios que anunciaban el final del estilo tardo barroco y su evolución hacia la expresión de un gusto más contemporáneo, independiente y hedonista, contrapuesto al arte oficial, inflexible y ostentoso del reinado de Luis XIV. La transición del Rococó, también conocido como el «estilo Luis XV», a nuevas formas y expresiones artísticas empezó hacia 1720. Algunos historiadores del arte como Fiske Kimball establecen la génesis del rococó en diversos decoradores franceses, como Claude Audran III, Pierre Lepautre y Gilles-Marie Oppenordt.[1]

Este estilo, llamado en su tiempo «del gusto moderno», fue despreciado por sus críticos y detractores neoclasicistas con la palabra rococó, que es una composición de «rocaille» (piedra) y «coquille» (concha marina), puesto que en los primeros diseños del nuevo estilo aparecían formas irregulares inspiradas en rocas marinas, algas y conchas. Otras versiones buscan el origen en rocaille, un tipo de ornamentación de los decoradores de grutas de los jardines barrocos y que se distinguía por su profuso ensortijamiento. Aunque el Rococó haya sido un arte convencionalista y cortesano, es un ejemplo de cómo el arte es expresión de la vida social y de cómo un estilo puede estar dirigido a individuos dentro de dicha sociedad y no a sus monarcas o dioses.

El estilo se expresa sobre todo en la pintura, la decoración, el mobiliario, la moda y en el diseño y producción de objetos. Su presencia en la arquitectura y la escultura es menor, puesto que su ámbito fundamental son los interiores y, en menor grado, las composiciones monumentales.

Las excavaciones entre 1738 y 1748 de Pompeya y Herculano y su divulgación despertaron una verdadera fascinación por el «gusto a la griega», embrión del que, una vez consolidado, conoceríamos como Neoclasicismo y que coincide con el reinado de Luis XVI. Durante este periodo el Rococó mantuvo una gran hegemonía sobre los demás estilos.

Historia

Del Barroco al Rococó

 
La basílica de Ottobeuren (Baviera): los espacios arquitectónicos confluyen y se dispersan, como si tomasen vida.

Durante el reinado de Luis XV, la vida de la corte se desarrolla en el palacio de Versalles, extendiendo el cambio artístico del palacio real y permitiendo su difusión a toda la alta sociedad francesa. La delicadeza y la alegría de los motivos rococó han sido vistos a menudo como una reacción a los excesos del régimen de Luis XIV.

Si lo Barroco estaba al servicio del poder absolutista, el Rococó está al servicio de la aristocracia y la burguesía. El artista pasa a trabajar con más libertad y se expande el mercado del arte. El Rococó se presenta como un arte al servicio de la comodidad, el lujo y la fiesta. Las escenas de su pintura recogen este nuevo estilo de vida.

Con respecto a la vertiente social, se inicia un cambio en el papel de la mujer, que se convierte en organizadora de reuniones para hablar de literatura, política, juegos de ingenio o para bailar. Este entorno de alta actividad social dentro de la alta burguesía es el lugar adecuado para que los artistas se promocionen y hagan clientes. Los motivos del Rococó buscan reproducir el sentimiento típico de la vida aristocrática, libre de preocupaciones, o de novela ligera, más que batallas heroicas o figuras religiosas.

Desarrollo y extensión

 
Interior de estilo rococó del palacio de Gatchina, cerca de San Petersburgo, en Rusia.

En el desarrollo y extensión del nuevo estilo dentro de la sociedad francesa, jugó un papel clave la influencia de Jeanne Antoinette Poisson, marquesa de Pompadour y amante del rey. Su interés por el arte que, como aficionada, practicaba asesorada por François Boucher o Quentin de La Tour, se transmitió a las clases acomodadas de París. La década de 1730 fue el periodo de mayor vitalidad y desarrollo del Rococó en Francia. El estilo se inició en la arquitectura y llegó al mobiliario, la escultura y la pintura (entre los trabajos más significativos, encontramos los de los artistas Jean-Antoine Watteau y François Boucher). El estilo rococó se difunde sobre todo gracias a los artistas franceses y a las publicaciones de la época.

Fue rápidamente acogido en la zona católica de Alemania, Bohemia y Austria, donde se fusiona con el Barroco germánico. En particular al sur, el Rococó germánico fue aplicado con entusiasmo en la construcción de casas y palacios; los arquitectos a menudo adornan los interiores con «nubes» de estuco blanco.

En Italia, el estilo tardobarroco de Francesco Borromini y Guarino Guarini evoluciona hacia el Rococó en Turín, Venecia, Nápoles y Sicilia, mientras que el arte en la Toscana y en Roma se mantiene todavía fuertemente ligado al Barroco, pero con sus características básicas muy marcadas.

En Inglaterra, el nuevo estilo fue considerado como «el gusto francés por el arte». Los arquitectos ingleses no seguirían el ejemplo de sus colegas continentales, a pesar de que la platería, la porcelana y las sedas sí estuvieron fuertemente influenciadas por el Rococó. Thomas Chippendale transformó el diseño del mobiliario inglés mediante el estudio y la adaptación del nuevo estilo. William Hogarth contribuyó a crear una teoría sobre la belleza del Rococó; sin referirse intencionadamente al nuevo estilo, afirmaba en su obra Análisis de la belleza (1753) que la curva en S presente en el Rococó era la base de la belleza y de la gracia presente en el arte y en la naturaleza.

Declive del Rococó

El fin del Rococó se inicia en torno a 1760, cuando personajes como Voltaire y Jacques-François Blondel extienden la crítica sobre la superficialidad y la degeneración del arte. Blondel, en particular, se lamentó de la «increíble mezcla de conchas, dragones, cañas, palmas y plantas» del arte contemporáneo. En 1780 el Rococó deja de estar de moda en Francia y es reemplazado por el orden y la seriedad del estilo neoclásico impulsado por Jacques-Louis David.

El Rococó se mantuvo popular fuera de las grandes capitales y en Italia hasta la segunda fase del Neoclásico, cuando el llamado estilo Imperio se impone gracias al impulso del gobierno napoleónico.

Un renovado interés por el Rococó aparece entre 1820 y 1870. Inglaterra es la primera en revalorar el estilo Luis XIV, que es como se denominaba erróneamente al comienzo. Con esta moda, se llegaron a pagar cifras importantes por objetos rococó de segunda mano que se podían encontrar en París. En Francia, sólo artistas importantes como Delacroix y mecenas como la emperatriz Eugenia dan valor nuevamente al estilo.

El Rococó aplicado al arte

Mobiliario y objetos decorativos durante el periodo Rococó

 
Diván de estilo rococó.

La temática ligera pero intrincada del diseño rococó se adecúa mejor a los objetos de talla reducida que a la arquitectura y a la escultura. No sorprende por lo tanto que el Rococó francés fuera utilizado sobre todo en el interior de las casas. Figuras de porcelana, platería y, ante todo, el mobiliario incorporan la estética del Rococó cuando la alta sociedad francesa quiere adecuar sus casas al nuevo estilo.

El Rococó aprecia el carácter exótico del arte chino y, en Francia, se imita este estilo en la producción de porcelana y vajilla de mesa.

Los diseñadores franceses, como François de Cuvilliés y Nicolas Pineau, exportan el estilo a Múnich y San Petersburgo, mientras el alemán Juste-Aurèle Meissonier se trasladó a París, si bien hace falta considerar a Simon-Philippe Poirier como el precursor del Rococó en París. El Rococó inglés tiende a ser más moderado. El diseñador de muebles Thomas Chippendale mantiene la línea curva pero menos ampulosa que la del mueble francés. El mayor exponente del Rococó inglés fue, probablemente, Thomas Johnson, un escultor y proyectista de muebles ubicado en Londres a mediados de 1700.

Arquitectura

 
Palacio Solitude (Stuttgart), un exponente de la arquitectura rococó en la Alemania meridional.

Una de las características del estilo rococó será la marca de diferencia entre exteriores e interiores. El interior será un lugar de fantasía y colorido muy recargado, mientras la fachada se caracterizará por la sencillez y la simplicidad. Se abandonan los órdenes clásicos, y las fachadas de los edificios se distinguirán por ser lisas, teniendo, como mucho, unas molduras para separar plantas o enmarcar puertas y ventanas. La forma dominante en las edificaciones rococó era la circular. Un pabellón central, generalmente entre dos alas bajas y curvas y, siempre que era posible, rodeado de un jardín o inmerso en un parque natural. Otras edificaciones podían tomar la forma de pabellones encadenados, en contra del típico edificio «bloque», propio de la etapa anterior.

En este momento la ventana aumenta progresivamente de medida, hasta la puertaventana o «ventana francesa», obteniendo una interrelación entre interior y exterior que consigue la ideal fusión con la naturaleza, con el paisaje y el entorno. Se descartan los marcos en ángulo recto, demasiado rígidos, y se adoptan ventanas arqueadas. Se elimina o reduce el uso de esculturas monumentales, limitándolas a la ornamentación de los jardines.

En cualquier caso, el aspecto más destacable de los interiores rococós es la distribución interna. Los edificios tienen estancias especializadas para cada función y una distribución muy sencilla. Las habitaciones se diseñan como un conjunto que, con una marcada funcionalidad, combina ornamentación, colores y mobiliario.

Por su misma naturaleza, estas tendencias arquitectónicas tuvieron muy poco reflejo en las construcciones oficiales, fueran laicas o eclesiásticas. En cambio, el nuevo estilo fue perfecto para las residencias de la nobleza y la alta burguesía, las clases más ansiosas de cambiar según los nuevos cánones y las más dotadas de medios económicos para conseguirlo.

 
Palacio de Sanssouci, Potsdam.

En Alemania, especialmente en Baviera, el Rococó entra con mucha fuerza y supera las fórmulas barrocas. Destaca, a diferencia de Francia, la capacidad de adecuar el estilo a construcciones religiosas que consiguió el Rococó alemán. Entre los autores de las obras más destacadas encontramos a artistas franceses y alemanes como François de Cuvilliés, Johann Balthasar Neumann y Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, que realizaron la preparación de Amalienburg cerca de Múnich, la residencia de Wurzburgo, Sanssouci en Potsdam, Charlottenburg en Berlín, los Palacios de Augustusburg y Falkenlust en Brühl, Bruchsal, el Palacio Solitude de Stuttgart y Schönbrunn en Viena.

Pintura

 
Embarque a la isla de Cythera de Jean-Antoine Watteau (1721, Louvre).

A pesar de que el Rococó debe su origen puramente a las artes decorativas, el estilo mostró su influencia también en la pintura, llegando a su máximo esplendor en la década de 1730. Esta pintura debe llamarse propiamente como Pintura Galante y no como Pintura Rococó, pues este término engloba el contexto estético en que se encontraba. Los pintores usaron colores claros y delicados y las formas curvilíneas, decoran las telas con querubines y mitos de amor. Sus paisajes con fiestas galantes y pastorales a menudo recogían comidas sobre la hierba de personajes aristocráticos y aventuras amorosas y cortesanas. Se recuperaron personajes mitológicos que se entremezclan en las escenas, dotándolas de sensualidad, alegría y frescura.

El retrato también fue popular entre los pintores rococós, en el que los personajes son representados con mucha elegancia, basada en la artificialidad de la vida de palacio y de los ambientes cortesanos, reflejando una imagen amable de la sociedad en transformación.

Jean-Antoine Watteau (16841721) es considerado el más importante pintor rococó, creador de un nuevo género pictórico: las fêtes galantes (fiestas galantes), con escenas impregnadas con un erotismo lírico. Watteau, a pesar de morir a los 37 años, tuvo una gran influencia en sus sucesores, incluidos François Boucher (17031770) y Jean-Honoré Fragonard (17321806), dos maestros del periodo tardío. También el toque delicado y la sensibilidad de Thomas Gainsborough (17271788) reflejan el espíritu rococó.

Escultura

 
Cupido de Edmé Bouchardon (1750).

La escultura es otra área en la cual intervinieron los artistas del rococó. Étienne-Maurice Falconet (17161791) es considerado uno de los mejores representantes del Rococó francés. En general, este estilo fue expresado mejor mediante la delicada escultura de porcelana, más que con estatuas marmóreas e imponentes. El mismo Falconet era director de una famosa fábrica de porcelana en Sèvres. Los motivos amorosos y alegres son representados en la escultura, así como la naturaleza y la línea curva y asimétrica.

El diseñador Edmé Bouchardon representó a Cupido tallando sus dardos de amor con el garrote de Hércules, un símbolo excelente del estilo rococó. El semidiós es transformado en un niño tierno, el garrote que rompe huesos se transforma en flechas que golpean el corazón, en el momento en que el mármol es sustituido por el estuco. En este periodo podemos mencionar a los escultores franceses Jean-Baptiste Lemoyne, Robert le Lorrain, Michel Clodion y Pigalle.

Música

El estilo galante fue el equivalente del Rococó en la historia de la música, situado entre la música barroca y la música clásica, y no es fácil definir este concepto con palabras. La música rococó se desarrolló al margen de la música barroca, particularmente en Francia. Puede ser considerada como una música muy intimista realizada de forma extremadamente refinada. Entre los máximos exponentes de esta corriente se puede citar a Jean Philippe Rameau, Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Christian Bach.

El Rococó en Francia

Francia es la cuna del estilo y desde aquí se expande al resto de Europa, especialmente a los países de lengua germánica, donde adquiere una fuerza extraordinaria debido a las fuertes relaciones de Federico II de Prusia con la corona de Francia.

Mobiliario

El diseño de muebles es la principal actividad de toda una dinastía de ebanistas parisienses, alguno de los cuales había nacido en Alemania, que desarrollan un estilo de línea curva en tres dimensiones, donde las superficies embarnizadas se completaban con marquetería de bronce. La factura de estas obras corresponde, mayoritariamente, a Antoine Gaudreau, Charles Cressent, Jean-Pierre Latz, Françoise Oeben y Bernard van Risen Burgh.

En Francia el estilo se mantiene muy sobrio, puesto que los ornamentos, principalmente de madera, eran menos macizos y se presentaban como composiciones de motivos florales, escenas, máscaras grotescas, pinturas e incrustaciones de piedra.

La tapicería fue un capítulo importante para conseguir comodidad en el mueble. Los asientos llegaron a cotas de comodidad inimaginables pocos años antes. La tendencia general a favor del lujo y del confort hizo que los cortesanos y los asiduos asistentes a los salones pudieran ahora sentarse (e incluso reclinarse y estirarse) en las reuniones, a diferencia de la época anterior, en la que había sido obligatorio permanecer de pie por cuestiones de protocolo. Este nuevo concepto de la comodidad y una actitud más despreocupada respecto al cuerpo humano (al cual se permitía en momentos de intimidad evadirse y librarse de rígidas posturas), la inquietud por desarrollar actividades intelectuales y lúdicas en los espacios privados, propicia el desarrollo de nuevos diseños de muebles.

Arquitectura

Con el alejamiento de la cultura de los palacios de la corte, las construcciones características de esta época fueron las casas alejadas del centro de ciudad o en medio del campo: «folies», «bergeries», «bagatelles» o «ermitages». En residencias urbanas, el «hôtel» o mansión en la ciudad, la planta se divide en unidades espaciales relativamente pequeñas con lo cual se obtienen ámbitos especializados, de diferente medida según su función: salón, comedor, cuarto, antecámara, galería, gabinete.

De esta forma apareció una distribución más práctica que la anterior de «enfilade», ahora las habitaciones serían independientes y con acceso individual. Se cortaron oblicuamente las esquinas de las habitaciones para colocar escaleras secundarias en los espacios ganados y estos se comunicaron entre sí mediante pasillos, corredores y galerías.

Entre los representantes más destacados encontramos a Jean Courtonne y a Robert de Cotte, nombrado arquitecto de la corte, y que intervino en la casi totalidad de las obras importantes que se hicieron en Francia durante 30 años.

 
Mesa de la factoría de Sèvres de Martin Carlin. 1772.

Escultura y objetos de porcelana

Francia ocupó un lugar importante a la producción de porcelana durante el siglo XVIII. Se fabricó en Ruan, Estrasburgo, Saint-Cloud, Mennecy, Chantilly y en la Manufactura Real de porcelana de Sèvres.

Después de unos inicios difíciles (1741) en Vincennes, la Manufactura Real se trasladó a Sèvres en 1756. La porcelana de Sèvres se caracterizaba por sus dibujos rodeados de ornamentación de rocalla sobre fondo blanco, aunque este blanco pasó rápidamente a colores de tonos muy vivos como el bleu de Roi (posterior al Rococó), el amarillo vivo, el azul turquesa, y el rosa Pompadour (a partir de 1757), de moda durante diez años y que se denominó así como reconocimiento al interés personal de Madame Pompadour en el desarrollo de las Manufacturas.

A partir de la década de 1750 se puso de moda la colocación de placas de Sèvres como decoración de muebles pequeños o accesorios. Bernard van Risen Burgh fue el primero ebanista conocido que decoró sus obras con placas de porcelana, una práctica que rápidamente se hizo popular. Fueron muy utilizados por los ebanistas Martin Carlin y Weisweiler. La arquitecta Alpha Mariel Polanco ha hecho una gran investigación sobre el Rococó.

El Rococó en Italia

 
El palacio de Stupinigi.

Las Guerras Italianas tuvieron como resultado la hegemonía del poder español sobre Italia. Aunque muchos estados, como por ejemplo Venecia, no pertenecieron a la corona española, Italia dependió de España para recibir protección de las agresiones externas. El control de España fue reemplazado con la hegemonía austriaca en el siglo XVIII a excepción de algunos pocos estados que permanecieron bajo el control español.

También en Italia, siguiendo el ejemplo francés, creó el Rococó una notable renovación, sobre todo en el sector de la decoración de interiores y en la pintura. Se dio sobre todo en la región del norte (Liguria, Piamonte, Lombardía y Véneto), mientras que en la Italia central, por la influencia de la iglesia, el estilo no se desarrolla de forma sensible.

En cambio en Sicilia se desarrolló una evolución del Barroco de carácter propio, de gusto más españolizante, muy similar al plateresco.

Arquitectura

 
Salón central de Stupinigi.

Los mayores representantes estilo rococó en la arquitectura italiana son Guarino Guarini, muy activo en el Piamonte y en Mesina, y Filippo Juvarra que trabaja mucho en Turín como arquitecto de la casa de Saboya.

Las obras más importantes de Guarino Guarini son: la iglesia de San Filippo, la iglesia de los Padres Somaschi y la casa de los padres teatinos, todas en Mesina, la capilla del Santo Sudario de Turín y el palacio Carignano también en Turín.

Entre las realizaciones más importantes de Filippo Juvara existen: la cúpula de la Basílica de San Andrés en Mantua, la cúpula de la catedral de Como, el campanario de la catedral de Belluno, la basílica de Superga cerca de Turín, el castillo de Rívoli, el pabellón de caza de Stupinigi, el Palacio Real de Venaria Reale y el palacio Madama en Turín.

Pintura

 
Plaza de San Marcos, Canaletto (1723).

En el campo de la pintura, los mayores intérpretes del Rococó se pueden considerar los artistas que trabajaron en la República de Venecia, destacando los grandes paisajes detallistas con representaciones de los principales espacios de la ciudad: los canales, la plaza de San Marco y el Palacio Ducal, siguiendo la corriente llamada veduta.

Entre las figuras más importantes a considerar encontramos: Giovanni Battista Tiepolo de quien destaca el Retrato de Antonio Riccobono, San Rocco y Hércules sofoca a Anteo. Tiepolo pasó cuatro años en Wurzburgo antes de volver a Venecia y finalmente fue a trabajar en Madrid, a la corte de Carlos III, ciudad en la que murió finalmente. Giovanni Antonio Canal, conocido como Canaletto, que realizó obras entre otras: Plaza de San Marcos, San Cristobal, San Miguel y Murano, Los caballos de San Marcos en la plaza, El campo de Rialto en Venecia y Paseo fluvial con columna y arco de triunfo. Canaletto también trabajó en Inglaterra pero sin llegar al esplendor de los paisajes de su ciudad natal. Francesco Guardi, con un estilo al toque, representa con sus paisajes más difuminados y oscuros la República que se hunde, realizando cerca de ochocientos sesenta obras entre las cuales destacan Milagro de un santo dominico, Concierto en el Casino de los Filarmonici y La Caridad.

Escultura

En el sector de la escultura, el más pobre en este periodo, se distingue Giacomo Serpotta que, sobre todo en Palermo, realizó obras para varias iglesias de la ciudad, entre las que podemos citar los oratorios de Ciudad Santa, de San Lorenzo y del Rosario en San Domenico y la iglesia de San Francisco de Asís. Se puede considerar que algunos escultores que realizaron fuentes en Roma y en el palacio de Caserta se inspiraron en el estilo Rococó.

El Rococó en España

En el siglo XVIII, el barroco español camina hacia un estilo mucho más ornamentado. La escultura, la pintura y la talla se funden con la arquitectura, en ocasiones para animar los clásicos esquemas arquitectónicos que continúan vigentes en plantas y alzados. Frente a los exteriores, por lo general austeros, se crean interiores vibrantes. Este barroco tardío -que emplea con profusión motivos ornamentales como la hoja de acanto, de raíz clásica- comienza a impregnarse en la década de 1730 de la influencia del Rococó francés, ejemplarizada fundamentalmente en la difusión de un nuevo motivo ornamental: la rocalla (del francés rocaille), consistente en complicados juegos de "C" y "S" que generan formas asimétricas y que también recuerdan a formas marinas. La rocalla comenzó a conocerse en España a través de tres vías fundamentales: su difusión a través de los pattern books o libros de patrones, la importación de mobiliario y otras artes decorativas de Europa y su directa traída de mano de arquitectos foráneos, caso del portugués Cayetano de Acosta.

De este modo, para el caso español es difícil hablar de la existencia de un rococó puro sino, más bien, de un barroco tardío que toma prestados elementos del rococó francés. La genérica denominación de rococó para el arte español del siglo XVIII obedece a una trasnochada tendencia de considerar el rococó como la lógica evolución del barroco. Hay que tener en cuenta que el estilo nace en Francia, país en el que el arte del siglo precedente, conocido como el Grand Siécle, fue sustancialmente diverso al caso hispano, por su carácter más clasicista. Por tanto, el estilo nace más como reacción que como evolución del XVII francés. Por otra parte, el rococó es un arte eminentemente burgués y profano, difícilmente conciliable al arte religioso, el más abundante del barroco español. A esta tradicional confusión terminológica ha contribuido la presencia en el XVIII español de arquitectos italianos y soluciones traídas del barroco italiano (más movido en planta), ajenas al rococó pero confundidas con este.

Con todo, al margen de la discutible huella del rococó en el arte religioso español del siglo XVIII, es posible rastrear algunos ejemplos del rococó en España, fundamentalmente en las tipologías civiles y, sobre todo, en el ámbito cortesano, al calor de la nueva dinastía borbónica.

Pintura

Pueden considerarse pintores de transición, pero ya con una atmósfera y una delicadeza cromática que anuncia la nueva sensibilidad rococó que estaba empezando a triunfar en Roma, Nápoles y Venecia, algunas de las obras de Miguel Jacinto Meléndez (1675-1734) o los jóvenes pintores de cámara Juan Bautista Peña (1710-1773) y, de forma más acusada, el aragonés Pablo Pernicharo (1705-1760), quienes, pensionados en Roma y discípulos de Agostino Masucci, muestran en sus obras de 1740 una simbiosis entre lo barroco académico y lo rococó.

Gaya Nuño, en un artículo de 1970,[2]​ estimaba que la corriente rococó había tenido poca aceptación en España a causa del estorbo que le había hecho el último barroco español, genuina creación nacional a diferencia del importado rococó. En el, a su entender, escaso rococó español, la pintura se había desarrollado paradójicamente en pleno reinado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y se había manifestado de forma reducida y desdibujada en los cartones para tapices de Goya, de Francisco y Ramón Bayeu o de José del Castillo, y especialmente en un extraordinario pintor rococó, Luis Paret y Alcázar. Una década después Jesús Urrea esbozó una Introducción a la pintura rococó en España y defendía la existencia de tal corriente pictórica y daba algunas de las líneas de estudio e interpretación de la misma.[3]

Como pintores españoles del siglo XVIII, cercanos al Rococó pero de tendencia academicista, destacan Luis Meléndez y Luis Paret; también el italiano Giovanni Battista Tiepolo, que trabajó en España junto a Mengs.

Discípulo de José Luzán y luego de Corrado Giaquinto es el aragonés Juan Ramírez de Arellano (1725-1782), quien se muestra fuertemente influido por el último, pero dejó la pintura por la música. Pintor más joven que luego pasaría a la órbita de Mengs y se formó en el rococó fue el valenciano Mariano Salvador Maella; dentro de la estética rococó, pero al margen del ambiente creado por Giaquinto, se mueven en España dos pintores franceses llegados en momentos distintos; el primero fue Charles-Joseph Flipart (1721-1797), un pintor y grabador que vino a España en 1748 acompañando a su maestro Jacopo Amigoni y fue pintor de cámara en 1753; el otro fue Charles-François de la Traverse (1726-1787), que estuvo en Madrid acompañando al embajador de Francia marqués de Ossun y decidió quedarse; fue discípulo de Boucher, había residido en Roma pensionado y fue maestro de Luis Paret.

También cabe destacar la obra pictórica de Antonio Viladomat y de Francesc Tramulles Roig, discípulo del anterior y menos conocido debido al carácter efímero de su obra. Francesc Pla, conocido como «el Vigatà», mostró una leve influencia del Rococó en las pinturas del Palacio Moja de Barcelona, si bien el resto de su obra hay que ubicarla dentro de un lenguaje barroco. Otros pintores de esta tendencia fueron los hermanos de Antonio, Luis González Velázquez (1715-1763) y Alejandro González Velázquez (1719-1772), el madrileño de ascendencia aragonesa y discípulo de Giaquinto José del Castillo (1737-1793); el aragonés Juan Ramírez de Arellano (1725-1782) y el valenciano José Camarón y Boronat (1731-1803). En Sevilla el rococó se contagia del influjo murillesco en la obra de Juan de Espinal (1714-1783).[4]

Arquitectura y retablos

En el ambiente cortesano de Madrid encontramos los más hermosos ejemplos del Rococó español. En el Palacio Real de Madrid, mandado construir por Felipe V en 1738, se halla el soberbio Salón de Gasparini y el Salón de Porcelana. En el mismo palacio encontramos el Salón del Trono, un impresionante conjunto con muchos ejemplos de mobiliario rococó como los doce espejos monumentales acompañados de sus correspondientes consolas y el trono real. En Aranjuez, también en Madrid, encontramos una pieza única en el Salón de Porcelana del Palacio Real, verdadera joya profusamente decorada en tiempos de Carlos III con motivos chinescos muy del gusto por lo orientalizante y exótico del Rococó. También en la capital de España se encuentran algunos templos que acusan la influencia del Rococó, como la basílica de San Miguel, trazada por el arquitecto italiano Santiago Bonavia en 1739.

En Valencia destaca el Palacio del Marqués de Dos Aguas (1740–1744), con fachada diseñada por el pintor y grabador Hipólito Rovira y ejecutada por Ignacio Vergara y Luis Domingo, sin duda uno de los edificios claves del Rococó español.

Respecto a la arquitectura de retablos, algunos de los retablistas que se dejaron seducir por la rocalla fueron Narciso Tomé y Cayetano de Acosta, siempre trabajando bajo una tipología tan característica del Barroco español como es el retablo.

Escultura

Más allá de la escultura posbarroca de inspiración nacional conocida como churrigueresca (por los hermanos José Benito, Joaquín y Alberto Churriguera), la estética rococó se desarrolló en las artes decorativas y en el lujoso y suntuoso mobiliario de espejos monumentales y salones de porcelana como los que hay en los Palacios Reales de Madrid y Aranjuez. En cuanto a la talla en madera destaca el murciano Francisco Salzillo, inspirado en las formas delicadas del Rococó y famoso por sus belenes italianizantes; también puede incluirse a Francisco Hurtado Izquierdo, asimismo arquitecto del Churrigueresco. Por otra parte, la mayor concentración de escultura rococó en España se da en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, donde destacan las escenas mitológicas; y en el Paseo del Prado de Madrid, con las fuentes de Neptuno y de Cibeles, ambas fruto de la colaboración de varios talentos.

El Rococó en Alemania

Pintura

Una de las principales figuras germánicas es Franz Anton Maulbertsch, activo en una vasta región de Europa Central y Oriental decorando numerosas iglesias; es uno de los grandes maestros del fresco del siglo XVIII, muchas veces comparado a Tiepolo por la elevada calidad de su obra. También deben ser incluidos como maestros importantes del Rococó germánico monumental Johann Baptist Zimmermann, Antoine Pesne, Joseph Ignaz Appiani, Franz Anton Zeiller, Paul Troger, Franz Joseph Spiegler, Johann Georg Bergmüller, Carlo Carlone, entre muchos otros, que dejaron una marca en sus obras en palacios e iglesias.

Escultura

Destacan Joseph Anton (1696-1770) y el bávaro Johann Baptist Straub (1704-1784).

Arquitectura

El rococó francés, al irrumpir en Alemania, se fusiona con el barroco germánico. Bebía también del barroco recargado y de procedencia italiana. Arquitectos como Borromini o Guarino Guarini sirvieron como fuente de inspiración a las pequeñas cortes alemanas que deseaban imitar lo francés y recurrían con frecuencia a arquitectos de dicha procedencia. Destacan la basílica de Ottobeuren (Baviera), el Palacio Solitude de Stuttgart, el palacio Augustusburg en Brühl o el palacio Falkenlust, también en Brühl; también se deja notar en iglesias y campanarios solos o en pareja, sobre todo en el sur del país, donde en contadas ocasiones dejaban entrever desde el exterior los esplendores que albergaban. Ejemplo de ello son la basílica de Ottobeuren, en Baviera, o la Wieskirche (iglesia del prado), proyectada por Dominikus Zimermann y situada en las proximidades de Füssen y Oberammergau, también al sur de Baviera. Fue el arquitecto François de Cuvilliés, el que realizó las obras más directamente relacionadas con los modelos franceses del rococó, tal y como hizo en la decoración del palacio de Nymphenburg. Otro arquitecto de reconocido prestigio fue Johann Balthasar Neumann, quien, apoyándose en los modelos de Guarino Guarini, levantó estructuras empleando entonces la decoración característica del rococó. Entre sus proyectos más destacados se encuentran la residencia del Obispo elector de Würzburgo y las iglesias de Neresheim y Vierzehnheiligen. En Potsdam, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf realizó para Federico el Grande el palacio de Sanssouci, a imagen y semejanza del Trianon. En Prusia, Matthaus Daniel Poppelmann (1662-1736), construye en Dresde el pabellón de fiestas del Zwinger, cuidando que armonice con el paisaje. Las escaleras con curvas en todos los sentidos dan alegría tanto al edificio como a los jardines mientras las grutas y fuentes albergan todos tipos de personajes mitológicos. El castillo del Belvédère, en Viena, es otra muestra de este estilo.

Literatura

Se puede incluir en el rococó a Friedrich Hagedorns, Ewald Christian von Kleist y el suizo Salomon Gessner, famoso por sus Idilios, pero también como pintor. Hubo un grupo de poetas rococó en la Universidad de Halle que destacó por sus anacreónticas y pequeños poemas; fueron Johann Peter Uz, Johann Wilhelm Ludwig Gleim y Johann Nikolaus Götz.

El Rococó y la Iglesia católica

 
La basílica de Superga.

Una visión crítica del Rococó en el contexto eclesiástico fue sostenida en la Enciclopedia católica. Para la iglesia, el estilo Rococó se podía asimilar a la música profana, contrapuesta a la música sacra. La carencia de simplicidad, la exterioridad y la frivolidad tenían el efecto de distraer del recogimiento y de la plegaria.

Con todo, eliminada su exterioridad más explícita, el resultado pudo ser aceptado como en consonancia con un ambiente dedicado al culto. En el desarrollo del Rococó, encontramos una decoración compatible con el aspecto sagrado de las iglesias.

 
Capitel rococó en Steinhausen.

Los artistas franceses parecen no haber considerado nunca la belleza de la composición del objeto principal, mientras que los alemanes hacen de la potencia de las líneas su característica principal. En el interior de las iglesias, el Rococó pudo ser tolerado, dado que los objetos eran pequeños como un vaso, una mesita de un corazón, una luz, una barandilla o una balaustrada y no eran demasiado evidentes a la vista. Resulta estar más en consonancia en la sacristía y en ambientes no propiamente de culto, más que en la iglesia propiamente dicha. El estilo Rococó se adapta muy mal al oficio solemne de la función religiosa, con el tabernáculo, el altar o el púlpito.

En el caso de grandes objetos, la escultura rococó resulta bella, pero a la vez se encuentra un parecido con el Barroco. Los elementos fantasiosos de este estilo no se adaptan a las grandes paredes de las iglesias. En cualquier caso, todo tiene que ser según la situación local y las circunstancias. Hay piezas del Rococó auténticamente bellas, mientras que algunas otras no responden a los cánones e intentan asimilarse a objetos sacros.

Entre los materiales utilizados en el estilo rococó figuran la madera tallada, el hierro y el bronce, utilizado en la construcción de balaustradas y portales. Un elemento distintivo es el dorado que cubre los fríos materiales metálicos, más aceptables para la implantación en ambientes no profanos.

Bibliografía

  • Pal Kelemeen, 1967. Baroque and Rococo in Latin Americani.
  • Fiske Kimball, 1943. Creation of the Rococo (reeditado como The Creation of the Rococo Decorative Style, 1980).
  • Michael Levey, 1980. Painting in Eighteenth-Century Venice.
  • Arno Schönberger i Halldor Soehner, 1960. The Age of Rococo (publicado originalmente en alemán, 1959).
  • T. Hetzer, Die Fresken Tiepolos in der Würzburger Residenz, Fráncfort del Meno, 1943.
  • A. Morassi, Tiepolo i la Villa Valmarana, Milán, 1945.
  • A. Morassi, Giovan Battista Tiepolo, Londres, 1955.
  • A. Pallucchini, L’opera completa de Giambattista Tiepolo, Milán 1968.
  • A. Porcella, La giovinezza de Gianbattista Tiepolo, Roma 1973.
  • M. Gemin, F. Pedrocco, Giambattista Tiepolo. I dipinti. Opera completa, Venecia 1993.
  • Àgueda Viñamata, El Rococó, Ed. Montesions, Barcelona 1987.
  • J.J. Martín González. El retablo barroco en España. Madrid: Alpuerto, 1993.
  • A. Rodríguez G. de Ceballos. El siglo XVIII. Entre tradición y academia. Madrid: Sílex, 1992.
  • Morant, Henry de (1980). Historia de las artes decorativas. Madrid: Espasa Calpe. ISBN 84-239-5267-3. 

Referencias

  1. Morant, 1980, p. 373.
  2. J. A. Gaya Nuño, "Rococó, Neoclasicismo y Prerromanticismo en el arte de la España del siglo XVIII", Cuadernos de la Cátedra Feijoo, 22, Oviedo, 1970, pp. 51-71
  3. Jesús Urrea Fernández, "Introducción a la pintura rococó en España", en La época de Fernando VI, Oviedo: Cátedra Feijoo, 1981, pp. 315-336.
  4. Arturo Ansón Navarro, "La pintura rococó en España", en Cuadernos de Arte Español núm. 96, Madrid: Historia 16, 1991

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Rococó.
  • Descripción del Rococó y comparación con el Barroco (en inglés)
  •   Datos: Q122960
  •   Multimedia: Rococo art

rococó, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, agosto, 2011, rococó, movimiento, artístico, nacido, francia, desarrolla, forma, progresiva, entre, años, 1730, 1760, aproximadamente, cita, requer. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 19 de agosto de 2011 El rococo es un movimiento artistico nacido en Francia que se desarrolla de forma progresiva entre los anos 1730 y 1760 aproximadamente cita requerida El columpio una obra maestra de Fragonard donde se recoge el espiritu refinado exotico y sensual propio del rococo Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos suaves y claros Predominan las formas inspiradas en la naturaleza la mitologia la representacion de los cuerpos desnudos el arte oriental y especialmente los temas galantes y amorosos Es un arte basicamente mundano sin influencias religiosas que trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas un estilo que busca reflejar lo que es agradable refinado exotico y sensual cita requerida Indice 1 Historia de la palabra 2 Contexto historico y social 3 Historia 3 1 Del Barroco al Rococo 3 2 Desarrollo y extension 3 3 Declive del Rococo 4 El Rococo aplicado al arte 4 1 Mobiliario y objetos decorativos durante el periodo Rococo 4 2 Arquitectura 4 3 Pintura 4 4 Escultura 4 5 Musica 5 El Rococo en Francia 5 1 Mobiliario 5 2 Arquitectura 5 3 Escultura y objetos de porcelana 6 El Rococo en Italia 6 1 Arquitectura 6 2 Pintura 6 3 Escultura 7 El Rococo en Espana 7 1 Pintura 7 2 Arquitectura y retablos 7 3 Escultura 8 El Rococo en Alemania 8 1 Pintura 8 2 Escultura 8 3 Arquitectura 8 4 Literatura 9 El Rococo y la Iglesia catolica 10 Bibliografia 11 Referencias 12 Vease tambien 13 Enlaces externosHistoria de la palabra EditarSegun Etienne Jean Delecluze el termino rococo fue inventado en torno al ano 1797 como una broma por Pierre Maurice Quays alumno de Jacques Louis David Supuestamente se trataria de una asociacion de las palabras francesas rocaille y baroque barroco la primera de las cuales designa una ornamentacion que imita piedras naturales y ciertas formas curvadas de conchas de moluscos El termino rococo tuvo durante mucho tiempo un sentido peyorativo antes de ser aceptado a mediados del siglo XIX como un termino propio de la historia del arte Contexto historico y social EditarSu precedente se situa en los inicios del siglo XVIII coincidiendo con la regencia de Felipe de Orleans cuando empezaron los timidos cambios que anunciaban el final del estilo tardo barroco y su evolucion hacia la expresion de un gusto mas contemporaneo independiente y hedonista contrapuesto al arte oficial inflexible y ostentoso del reinado de Luis XIV La transicion del Rococo tambien conocido como el estilo Luis XV a nuevas formas y expresiones artisticas empezo hacia 1720 Algunos historiadores del arte como Fiske Kimball establecen la genesis del rococo en diversos decoradores franceses como Claude Audran III Pierre Lepautre y Gilles Marie Oppenordt 1 Este estilo llamado en su tiempo del gusto moderno fue despreciado por sus criticos y detractores neoclasicistas con la palabra rococo que es una composicion de rocaille piedra y coquille concha marina puesto que en los primeros disenos del nuevo estilo aparecian formas irregulares inspiradas en rocas marinas algas y conchas Otras versiones buscan el origen en rocaille un tipo de ornamentacion de los decoradores de grutas de los jardines barrocos y que se distinguia por su profuso ensortijamiento Aunque el Rococo haya sido un arte convencionalista y cortesano es un ejemplo de como el arte es expresion de la vida social y de como un estilo puede estar dirigido a individuos dentro de dicha sociedad y no a sus monarcas o dioses El estilo se expresa sobre todo en la pintura la decoracion el mobiliario la moda y en el diseno y produccion de objetos Su presencia en la arquitectura y la escultura es menor puesto que su ambito fundamental son los interiores y en menor grado las composiciones monumentales Las excavaciones entre 1738 y 1748 de Pompeya y Herculano y su divulgacion despertaron una verdadera fascinacion por el gusto a la griega embrion del que una vez consolidado conoceriamos como Neoclasicismo y que coincide con el reinado de Luis XVI Durante este periodo el Rococo mantuvo una gran hegemonia sobre los demas estilos Historia EditarDel Barroco al Rococo Editar La basilica de Ottobeuren Baviera los espacios arquitectonicos confluyen y se dispersan como si tomasen vida Durante el reinado de Luis XV la vida de la corte se desarrolla en el palacio de Versalles extendiendo el cambio artistico del palacio real y permitiendo su difusion a toda la alta sociedad francesa La delicadeza y la alegria de los motivos rococo han sido vistos a menudo como una reaccion a los excesos del regimen de Luis XIV Si lo Barroco estaba al servicio del poder absolutista el Rococo esta al servicio de la aristocracia y la burguesia El artista pasa a trabajar con mas libertad y se expande el mercado del arte El Rococo se presenta como un arte al servicio de la comodidad el lujo y la fiesta Las escenas de su pintura recogen este nuevo estilo de vida Con respecto a la vertiente social se inicia un cambio en el papel de la mujer que se convierte en organizadora de reuniones para hablar de literatura politica juegos de ingenio o para bailar Este entorno de alta actividad social dentro de la alta burguesia es el lugar adecuado para que los artistas se promocionen y hagan clientes Los motivos del Rococo buscan reproducir el sentimiento tipico de la vida aristocratica libre de preocupaciones o de novela ligera mas que batallas heroicas o figuras religiosas Desarrollo y extension Editar Interior de estilo rococo del palacio de Gatchina cerca de San Petersburgo en Rusia En el desarrollo y extension del nuevo estilo dentro de la sociedad francesa jugo un papel clave la influencia de Jeanne Antoinette Poisson marquesa de Pompadour y amante del rey Su interes por el arte que como aficionada practicaba asesorada por Francois Boucher o Quentin de La Tour se transmitio a las clases acomodadas de Paris La decada de 1730 fue el periodo de mayor vitalidad y desarrollo del Rococo en Francia El estilo se inicio en la arquitectura y llego al mobiliario la escultura y la pintura entre los trabajos mas significativos encontramos los de los artistas Jean Antoine Watteau y Francois Boucher El estilo rococo se difunde sobre todo gracias a los artistas franceses y a las publicaciones de la epoca Fue rapidamente acogido en la zona catolica de Alemania Bohemia y Austria donde se fusiona con el Barroco germanico En particular al sur el Rococo germanico fue aplicado con entusiasmo en la construccion de casas y palacios los arquitectos a menudo adornan los interiores con nubes de estuco blanco En Italia el estilo tardobarroco de Francesco Borromini y Guarino Guarini evoluciona hacia el Rococo en Turin Venecia Napoles y Sicilia mientras que el arte en la Toscana y en Roma se mantiene todavia fuertemente ligado al Barroco pero con sus caracteristicas basicas muy marcadas En Inglaterra el nuevo estilo fue considerado como el gusto frances por el arte Los arquitectos ingleses no seguirian el ejemplo de sus colegas continentales a pesar de que la plateria la porcelana y las sedas si estuvieron fuertemente influenciadas por el Rococo Thomas Chippendale transformo el diseno del mobiliario ingles mediante el estudio y la adaptacion del nuevo estilo William Hogarth contribuyo a crear una teoria sobre la belleza del Rococo sin referirse intencionadamente al nuevo estilo afirmaba en su obra Analisis de la belleza 1753 que la curva en S presente en el Rococo era la base de la belleza y de la gracia presente en el arte y en la naturaleza Declive del Rococo Editar El fin del Rococo se inicia en torno a 1760 cuando personajes como Voltaire y Jacques Francois Blondel extienden la critica sobre la superficialidad y la degeneracion del arte Blondel en particular se lamento de la increible mezcla de conchas dragones canas palmas y plantas del arte contemporaneo En 1780 el Rococo deja de estar de moda en Francia y es reemplazado por el orden y la seriedad del estilo neoclasico impulsado por Jacques Louis David El Rococo se mantuvo popular fuera de las grandes capitales y en Italia hasta la segunda fase del Neoclasico cuando el llamado estilo Imperio se impone gracias al impulso del gobierno napoleonico Un renovado interes por el Rococo aparece entre 1820 y 1870 Inglaterra es la primera en revalorar el estilo Luis XIV que es como se denominaba erroneamente al comienzo Con esta moda se llegaron a pagar cifras importantes por objetos rococo de segunda mano que se podian encontrar en Paris En Francia solo artistas importantes como Delacroix y mecenas como la emperatriz Eugenia dan valor nuevamente al estilo El Rococo aplicado al arte EditarMobiliario y objetos decorativos durante el periodo Rococo Editar Divan de estilo rococo La tematica ligera pero intrincada del diseno rococo se adecua mejor a los objetos de talla reducida que a la arquitectura y a la escultura No sorprende por lo tanto que el Rococo frances fuera utilizado sobre todo en el interior de las casas Figuras de porcelana plateria y ante todo el mobiliario incorporan la estetica del Rococo cuando la alta sociedad francesa quiere adecuar sus casas al nuevo estilo El Rococo aprecia el caracter exotico del arte chino y en Francia se imita este estilo en la produccion de porcelana y vajilla de mesa Los disenadores franceses como Francois de Cuvillies y Nicolas Pineau exportan el estilo a Munich y San Petersburgo mientras el aleman Juste Aurele Meissonier se traslado a Paris si bien hace falta considerar a Simon Philippe Poirier como el precursor del Rococo en Paris El Rococo ingles tiende a ser mas moderado El disenador de muebles Thomas Chippendale mantiene la linea curva pero menos ampulosa que la del mueble frances El mayor exponente del Rococo ingles fue probablemente Thomas Johnson un escultor y proyectista de muebles ubicado en Londres a mediados de 1700 Arquitectura Editar Palacio Solitude Stuttgart un exponente de la arquitectura rococo en la Alemania meridional Una de las caracteristicas del estilo rococo sera la marca de diferencia entre exteriores e interiores El interior sera un lugar de fantasia y colorido muy recargado mientras la fachada se caracterizara por la sencillez y la simplicidad Se abandonan los ordenes clasicos y las fachadas de los edificios se distinguiran por ser lisas teniendo como mucho unas molduras para separar plantas o enmarcar puertas y ventanas La forma dominante en las edificaciones rococo era la circular Un pabellon central generalmente entre dos alas bajas y curvas y siempre que era posible rodeado de un jardin o inmerso en un parque natural Otras edificaciones podian tomar la forma de pabellones encadenados en contra del tipico edificio bloque propio de la etapa anterior En este momento la ventana aumenta progresivamente de medida hasta la puertaventana o ventana francesa obteniendo una interrelacion entre interior y exterior que consigue la ideal fusion con la naturaleza con el paisaje y el entorno Se descartan los marcos en angulo recto demasiado rigidos y se adoptan ventanas arqueadas Se elimina o reduce el uso de esculturas monumentales limitandolas a la ornamentacion de los jardines En cualquier caso el aspecto mas destacable de los interiores rococos es la distribucion interna Los edificios tienen estancias especializadas para cada funcion y una distribucion muy sencilla Las habitaciones se disenan como un conjunto que con una marcada funcionalidad combina ornamentacion colores y mobiliario Por su misma naturaleza estas tendencias arquitectonicas tuvieron muy poco reflejo en las construcciones oficiales fueran laicas o eclesiasticas En cambio el nuevo estilo fue perfecto para las residencias de la nobleza y la alta burguesia las clases mas ansiosas de cambiar segun los nuevos canones y las mas dotadas de medios economicos para conseguirlo Palacio de Sanssouci Potsdam En Alemania especialmente en Baviera el Rococo entra con mucha fuerza y supera las formulas barrocas Destaca a diferencia de Francia la capacidad de adecuar el estilo a construcciones religiosas que consiguio el Rococo aleman Entre los autores de las obras mas destacadas encontramos a artistas franceses y alemanes como Francois de Cuvillies Johann Balthasar Neumann y Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff que realizaron la preparacion de Amalienburg cerca de Munich la residencia de Wurzburgo Sanssouci en Potsdam Charlottenburg en Berlin los Palacios de Augustusburg y Falkenlust en Bruhl Bruchsal el Palacio Solitude de Stuttgart y Schonbrunn en Viena Pintura Editar Articulo principal Pintura rococo Embarque a la isla de Cythera de Jean Antoine Watteau 1721 Louvre A pesar de que el Rococo debe su origen puramente a las artes decorativas el estilo mostro su influencia tambien en la pintura llegando a su maximo esplendor en la decada de 1730 Esta pintura debe llamarse propiamente como Pintura Galante y no como Pintura Rococo pues este termino engloba el contexto estetico en que se encontraba Los pintores usaron colores claros y delicados y las formas curvilineas decoran las telas con querubines y mitos de amor Sus paisajes con fiestas galantes y pastorales a menudo recogian comidas sobre la hierba de personajes aristocraticos y aventuras amorosas y cortesanas Se recuperaron personajes mitologicos que se entremezclan en las escenas dotandolas de sensualidad alegria y frescura El retrato tambien fue popular entre los pintores rococos en el que los personajes son representados con mucha elegancia basada en la artificialidad de la vida de palacio y de los ambientes cortesanos reflejando una imagen amable de la sociedad en transformacion Jean Antoine Watteau 1684 1721 es considerado el mas importante pintor rococo creador de un nuevo genero pictorico las fetes galantes fiestas galantes con escenas impregnadas con un erotismo lirico Watteau a pesar de morir a los 37 anos tuvo una gran influencia en sus sucesores incluidos Francois Boucher 1703 1770 y Jean Honore Fragonard 1732 1806 dos maestros del periodo tardio Tambien el toque delicado y la sensibilidad de Thomas Gainsborough 1727 1788 reflejan el espiritu rococo Escultura Editar Cupido de Edme Bouchardon 1750 La escultura es otra area en la cual intervinieron los artistas del rococo Etienne Maurice Falconet 1716 1791 es considerado uno de los mejores representantes del Rococo frances En general este estilo fue expresado mejor mediante la delicada escultura de porcelana mas que con estatuas marmoreas e imponentes El mismo Falconet era director de una famosa fabrica de porcelana en Sevres Los motivos amorosos y alegres son representados en la escultura asi como la naturaleza y la linea curva y asimetrica El disenador Edme Bouchardon represento a Cupido tallando sus dardos de amor con el garrote de Hercules un simbolo excelente del estilo rococo El semidios es transformado en un nino tierno el garrote que rompe huesos se transforma en flechas que golpean el corazon en el momento en que el marmol es sustituido por el estuco En este periodo podemos mencionar a los escultores franceses Jean Baptiste Lemoyne Robert le Lorrain Michel Clodion y Pigalle Musica Editar El estilo galante fue el equivalente del Rococo en la historia de la musica situado entre la musica barroca y la musica clasica y no es facil definir este concepto con palabras La musica rococo se desarrollo al margen de la musica barroca particularmente en Francia Puede ser considerada como una musica muy intimista realizada de forma extremadamente refinada Entre los maximos exponentes de esta corriente se puede citar a Jean Philippe Rameau Georg Philipp Telemann Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Christian Bach El Rococo en Francia Editar Madame de Pompadour Francia es la cuna del estilo y desde aqui se expande al resto de Europa especialmente a los paises de lengua germanica donde adquiere una fuerza extraordinaria debido a las fuertes relaciones de Federico II de Prusia con la corona de Francia Mobiliario Editar El diseno de muebles es la principal actividad de toda una dinastia de ebanistas parisienses alguno de los cuales habia nacido en Alemania que desarrollan un estilo de linea curva en tres dimensiones donde las superficies embarnizadas se completaban con marqueteria de bronce La factura de estas obras corresponde mayoritariamente a Antoine Gaudreau Charles Cressent Jean Pierre Latz Francoise Oeben y Bernard van Risen Burgh En Francia el estilo se mantiene muy sobrio puesto que los ornamentos principalmente de madera eran menos macizos y se presentaban como composiciones de motivos florales escenas mascaras grotescas pinturas e incrustaciones de piedra La tapiceria fue un capitulo importante para conseguir comodidad en el mueble Los asientos llegaron a cotas de comodidad inimaginables pocos anos antes La tendencia general a favor del lujo y del confort hizo que los cortesanos y los asiduos asistentes a los salones pudieran ahora sentarse e incluso reclinarse y estirarse en las reuniones a diferencia de la epoca anterior en la que habia sido obligatorio permanecer de pie por cuestiones de protocolo Este nuevo concepto de la comodidad y una actitud mas despreocupada respecto al cuerpo humano al cual se permitia en momentos de intimidad evadirse y librarse de rigidas posturas la inquietud por desarrollar actividades intelectuales y ludicas en los espacios privados propicia el desarrollo de nuevos disenos de muebles Arquitectura Editar Con el alejamiento de la cultura de los palacios de la corte las construcciones caracteristicas de esta epoca fueron las casas alejadas del centro de ciudad o en medio del campo folies bergeries bagatelles o ermitages En residencias urbanas el hotel o mansion en la ciudad la planta se divide en unidades espaciales relativamente pequenas con lo cual se obtienen ambitos especializados de diferente medida segun su funcion salon comedor cuarto antecamara galeria gabinete De esta forma aparecio una distribucion mas practica que la anterior de enfilade ahora las habitaciones serian independientes y con acceso individual Se cortaron oblicuamente las esquinas de las habitaciones para colocar escaleras secundarias en los espacios ganados y estos se comunicaron entre si mediante pasillos corredores y galerias Entre los representantes mas destacados encontramos a Jean Courtonne y a Robert de Cotte nombrado arquitecto de la corte y que intervino en la casi totalidad de las obras importantes que se hicieron en Francia durante 30 anos Mesa de la factoria de Sevres de Martin Carlin 1772 Escultura y objetos de porcelana Editar Francia ocupo un lugar importante a la produccion de porcelana durante el siglo XVIII Se fabrico en Ruan Estrasburgo Saint Cloud Mennecy Chantilly y en la Manufactura Real de porcelana de Sevres Despues de unos inicios dificiles 1741 en Vincennes la Manufactura Real se traslado a Sevres en 1756 La porcelana de Sevres se caracterizaba por sus dibujos rodeados de ornamentacion de rocalla sobre fondo blanco aunque este blanco paso rapidamente a colores de tonos muy vivos como el bleu de Roi posterior al Rococo el amarillo vivo el azul turquesa y el rosa Pompadour a partir de 1757 de moda durante diez anos y que se denomino asi como reconocimiento al interes personal de Madame Pompadour en el desarrollo de las Manufacturas A partir de la decada de 1750 se puso de moda la colocacion de placas de Sevres como decoracion de muebles pequenos o accesorios Bernard van Risen Burgh fue el primero ebanista conocido que decoro sus obras con placas de porcelana una practica que rapidamente se hizo popular Fueron muy utilizados por los ebanistas Martin Carlin y Weisweiler La arquitecta Alpha Mariel Polanco ha hecho una gran investigacion sobre el Rococo El Rococo en Italia Editar El palacio de Stupinigi Las Guerras Italianas tuvieron como resultado la hegemonia del poder espanol sobre Italia Aunque muchos estados como por ejemplo Venecia no pertenecieron a la corona espanola Italia dependio de Espana para recibir proteccion de las agresiones externas El control de Espana fue reemplazado con la hegemonia austriaca en el siglo XVIII a excepcion de algunos pocos estados que permanecieron bajo el control espanol Tambien en Italia siguiendo el ejemplo frances creo el Rococo una notable renovacion sobre todo en el sector de la decoracion de interiores y en la pintura Se dio sobre todo en la region del norte Liguria Piamonte Lombardia y Veneto mientras que en la Italia central por la influencia de la iglesia el estilo no se desarrolla de forma sensible En cambio en Sicilia se desarrollo una evolucion del Barroco de caracter propio de gusto mas espanolizante muy similar al plateresco Arquitectura Editar Salon central de Stupinigi Los mayores representantes estilo rococo en la arquitectura italiana son Guarino Guarini muy activo en el Piamonte y en Mesina y Filippo Juvarra que trabaja mucho en Turin como arquitecto de la casa de Saboya Las obras mas importantes de Guarino Guarini son la iglesia de San Filippo la iglesia de los Padres Somaschi y la casa de los padres teatinos todas en Mesina la capilla del Santo Sudario de Turin y el palacio Carignano tambien en Turin Entre las realizaciones mas importantes de Filippo Juvara existen la cupula de la Basilica de San Andres en Mantua la cupula de la catedral de Como el campanario de la catedral de Belluno la basilica de Superga cerca de Turin el castillo de Rivoli el pabellon de caza de Stupinigi el Palacio Real de Venaria Reale y el palacio Madama en Turin Pintura Editar Plaza de San Marcos Canaletto 1723 En el campo de la pintura los mayores interpretes del Rococo se pueden considerar los artistas que trabajaron en la Republica de Venecia destacando los grandes paisajes detallistas con representaciones de los principales espacios de la ciudad los canales la plaza de San Marco y el Palacio Ducal siguiendo la corriente llamada veduta Entre las figuras mas importantes a considerar encontramos Giovanni Battista Tiepolo de quien destaca el Retrato de Antonio Riccobono San Rocco y Hercules sofoca a Anteo Tiepolo paso cuatro anos en Wurzburgo antes de volver a Venecia y finalmente fue a trabajar en Madrid a la corte de Carlos III ciudad en la que murio finalmente Giovanni Antonio Canal conocido como Canaletto que realizo obras entre otras Plaza de San Marcos San Cristobal San Miguel y Murano Los caballos de San Marcos en la plaza El campo de Rialto en Venecia y Paseo fluvial con columna y arco de triunfo Canaletto tambien trabajo en Inglaterra pero sin llegar al esplendor de los paisajes de su ciudad natal Francesco Guardi con un estilo al toque representa con sus paisajes mas difuminados y oscuros la Republica que se hunde realizando cerca de ochocientos sesenta obras entre las cuales destacan Milagro de un santo dominico Concierto en el Casino de los Filarmonici y La Caridad Escultura Editar En el sector de la escultura el mas pobre en este periodo se distingue Giacomo Serpotta que sobre todo en Palermo realizo obras para varias iglesias de la ciudad entre las que podemos citar los oratorios de Ciudad Santa de San Lorenzo y del Rosario en San Domenico y la iglesia de San Francisco de Asis Se puede considerar que algunos escultores que realizaron fuentes en Roma y en el palacio de Caserta se inspiraron en el estilo Rococo El Rococo en Espana Editar Interior de la basilica pontificia de San Miguel en Madrid En el siglo XVIII el barroco espanol camina hacia un estilo mucho mas ornamentado La escultura la pintura y la talla se funden con la arquitectura en ocasiones para animar los clasicos esquemas arquitectonicos que continuan vigentes en plantas y alzados Frente a los exteriores por lo general austeros se crean interiores vibrantes Este barroco tardio que emplea con profusion motivos ornamentales como la hoja de acanto de raiz clasica comienza a impregnarse en la decada de 1730 de la influencia del Rococo frances ejemplarizada fundamentalmente en la difusion de un nuevo motivo ornamental la rocalla del frances rocaille consistente en complicados juegos de C y S que generan formas asimetricas y que tambien recuerdan a formas marinas La rocalla comenzo a conocerse en Espana a traves de tres vias fundamentales su difusion a traves de los pattern books o libros de patrones la importacion de mobiliario y otras artes decorativas de Europa y su directa traida de mano de arquitectos foraneos caso del portugues Cayetano de Acosta De este modo para el caso espanol es dificil hablar de la existencia de un rococo puro sino mas bien de un barroco tardio que toma prestados elementos del rococo frances La generica denominacion de rococo para el arte espanol del siglo XVIII obedece a una trasnochada tendencia de considerar el rococo como la logica evolucion del barroco Hay que tener en cuenta que el estilo nace en Francia pais en el que el arte del siglo precedente conocido como el Grand Siecle fue sustancialmente diverso al caso hispano por su caracter mas clasicista Por tanto el estilo nace mas como reaccion que como evolucion del XVII frances Por otra parte el rococo es un arte eminentemente burgues y profano dificilmente conciliable al arte religioso el mas abundante del barroco espanol A esta tradicional confusion terminologica ha contribuido la presencia en el XVIII espanol de arquitectos italianos y soluciones traidas del barroco italiano mas movido en planta ajenas al rococo pero confundidas con este Con todo al margen de la discutible huella del rococo en el arte religioso espanol del siglo XVIII es posible rastrear algunos ejemplos del rococo en Espana fundamentalmente en las tipologias civiles y sobre todo en el ambito cortesano al calor de la nueva dinastia borbonica Pintura Editar Pueden considerarse pintores de transicion pero ya con una atmosfera y una delicadeza cromatica que anuncia la nueva sensibilidad rococo que estaba empezando a triunfar en Roma Napoles y Venecia algunas de las obras de Miguel Jacinto Melendez 1675 1734 o los jovenes pintores de camara Juan Bautista Pena 1710 1773 y de forma mas acusada el aragones Pablo Pernicharo 1705 1760 quienes pensionados en Roma y discipulos de Agostino Masucci muestran en sus obras de 1740 una simbiosis entre lo barroco academico y lo rococo Gaya Nuno en un articulo de 1970 2 estimaba que la corriente rococo habia tenido poca aceptacion en Espana a causa del estorbo que le habia hecho el ultimo barroco espanol genuina creacion nacional a diferencia del importado rococo En el a su entender escaso rococo espanol la pintura se habia desarrollado paradojicamente en pleno reinado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y se habia manifestado de forma reducida y desdibujada en los cartones para tapices de Goya de Francisco y Ramon Bayeu o de Jose del Castillo y especialmente en un extraordinario pintor rococo Luis Paret y Alcazar Una decada despues Jesus Urrea esbozo una Introduccion a la pintura rococo en Espana y defendia la existencia de tal corriente pictorica y daba algunas de las lineas de estudio e interpretacion de la misma 3 Las aportaciones y realizaciones de los pintores espanoles formados en Italia en el ambiente de la renovacion barroco academica y rococo Hipolito Rovira 1693 1765 Jose Luzan Martinez 1710 1785 y Antonio Gonzalez Velazquez 1723 1793 La presencia de grandes pintores italianos en la corte de Madrid mediada la centuria Michel Ange Houasse Bartolomeo Rusca Jacopo Amigoni Corrado Giaquinto Giovanni Battista Tiepolo con sus vastas realizaciones decorativas y sus ensenanzas en el reinado de Fernando VI y en la primera etapa del de Carlos III Como pintores espanoles del siglo XVIII cercanos al Rococo pero de tendencia academicista destacan Luis Melendez y Luis Paret tambien el italiano Giovanni Battista Tiepolo que trabajo en Espana junto a Mengs Discipulo de Jose Luzan y luego de Corrado Giaquinto es el aragones Juan Ramirez de Arellano 1725 1782 quien se muestra fuertemente influido por el ultimo pero dejo la pintura por la musica Pintor mas joven que luego pasaria a la orbita de Mengs y se formo en el rococo fue el valenciano Mariano Salvador Maella dentro de la estetica rococo pero al margen del ambiente creado por Giaquinto se mueven en Espana dos pintores franceses llegados en momentos distintos el primero fue Charles Joseph Flipart 1721 1797 un pintor y grabador que vino a Espana en 1748 acompanando a su maestro Jacopo Amigoni y fue pintor de camara en 1753 el otro fue Charles Francois de la Traverse 1726 1787 que estuvo en Madrid acompanando al embajador de Francia marques de Ossun y decidio quedarse fue discipulo de Boucher habia residido en Roma pensionado y fue maestro de Luis Paret Tambien cabe destacar la obra pictorica de Antonio Viladomat y de Francesc Tramulles Roig discipulo del anterior y menos conocido debido al caracter efimero de su obra Francesc Pla conocido como el Vigata mostro una leve influencia del Rococo en las pinturas del Palacio Moja de Barcelona si bien el resto de su obra hay que ubicarla dentro de un lenguaje barroco Otros pintores de esta tendencia fueron los hermanos de Antonio Luis Gonzalez Velazquez 1715 1763 y Alejandro Gonzalez Velazquez 1719 1772 el madrileno de ascendencia aragonesa y discipulo de Giaquinto Jose del Castillo 1737 1793 el aragones Juan Ramirez de Arellano 1725 1782 y el valenciano Jose Camaron y Boronat 1731 1803 En Sevilla el rococo se contagia del influjo murillesco en la obra de Juan de Espinal 1714 1783 4 Arquitectura y retablos Editar Fachada del Palacio del Marques de Dos Aguas en Valencia En el ambiente cortesano de Madrid encontramos los mas hermosos ejemplos del Rococo espanol En el Palacio Real de Madrid mandado construir por Felipe V en 1738 se halla el soberbio Salon de Gasparini y el Salon de Porcelana En el mismo palacio encontramos el Salon del Trono un impresionante conjunto con muchos ejemplos de mobiliario rococo como los doce espejos monumentales acompanados de sus correspondientes consolas y el trono real En Aranjuez tambien en Madrid encontramos una pieza unica en el Salon de Porcelana del Palacio Real verdadera joya profusamente decorada en tiempos de Carlos III con motivos chinescos muy del gusto por lo orientalizante y exotico del Rococo Tambien en la capital de Espana se encuentran algunos templos que acusan la influencia del Rococo como la basilica de San Miguel trazada por el arquitecto italiano Santiago Bonavia en 1739 En Valencia destaca el Palacio del Marques de Dos Aguas 1740 1744 con fachada disenada por el pintor y grabador Hipolito Rovira y ejecutada por Ignacio Vergara y Luis Domingo sin duda uno de los edificios claves del Rococo espanol Respecto a la arquitectura de retablos algunos de los retablistas que se dejaron seducir por la rocalla fueron Narciso Tome y Cayetano de Acosta siempre trabajando bajo una tipologia tan caracteristica del Barroco espanol como es el retablo Escultura Editar Mas alla de la escultura posbarroca de inspiracion nacional conocida como churrigueresca por los hermanos Jose Benito Joaquin y Alberto Churriguera la estetica rococo se desarrollo en las artes decorativas y en el lujoso y suntuoso mobiliario de espejos monumentales y salones de porcelana como los que hay en los Palacios Reales de Madrid y Aranjuez En cuanto a la talla en madera destaca el murciano Francisco Salzillo inspirado en las formas delicadas del Rococo y famoso por sus belenes italianizantes tambien puede incluirse a Francisco Hurtado Izquierdo asimismo arquitecto del Churrigueresco Por otra parte la mayor concentracion de escultura rococo en Espana se da en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso donde destacan las escenas mitologicas y en el Paseo del Prado de Madrid con las fuentes de Neptuno y de Cibeles ambas fruto de la colaboracion de varios talentos El Rococo en Alemania EditarPintura Editar Una de las principales figuras germanicas es Franz Anton Maulbertsch activo en una vasta region de Europa Central y Oriental decorando numerosas iglesias es uno de los grandes maestros del fresco del siglo XVIII muchas veces comparado a Tiepolo por la elevada calidad de su obra Tambien deben ser incluidos como maestros importantes del Rococo germanico monumental Johann Baptist Zimmermann Antoine Pesne Joseph Ignaz Appiani Franz Anton Zeiller Paul Troger Franz Joseph Spiegler Johann Georg Bergmuller Carlo Carlone entre muchos otros que dejaron una marca en sus obras en palacios e iglesias Escultura Editar Destacan Joseph Anton 1696 1770 y el bavaro Johann Baptist Straub 1704 1784 Arquitectura Editar El rococo frances al irrumpir en Alemania se fusiona con el barroco germanico Bebia tambien del barroco recargado y de procedencia italiana Arquitectos como Borromini o Guarino Guarini sirvieron como fuente de inspiracion a las pequenas cortes alemanas que deseaban imitar lo frances y recurrian con frecuencia a arquitectos de dicha procedencia Destacan la basilica de Ottobeuren Baviera el Palacio Solitude de Stuttgart el palacio Augustusburg en Bruhl o el palacio Falkenlust tambien en Bruhl tambien se deja notar en iglesias y campanarios solos o en pareja sobre todo en el sur del pais donde en contadas ocasiones dejaban entrever desde el exterior los esplendores que albergaban Ejemplo de ello son la basilica de Ottobeuren en Baviera o la Wieskirche iglesia del prado proyectada por Dominikus Zimermann y situada en las proximidades de Fussen y Oberammergau tambien al sur de Baviera Fue el arquitecto Francois de Cuvillies el que realizo las obras mas directamente relacionadas con los modelos franceses del rococo tal y como hizo en la decoracion del palacio de Nymphenburg Otro arquitecto de reconocido prestigio fue Johann Balthasar Neumann quien apoyandose en los modelos de Guarino Guarini levanto estructuras empleando entonces la decoracion caracteristica del rococo Entre sus proyectos mas destacados se encuentran la residencia del Obispo elector de Wurzburgo y las iglesias de Neresheim y Vierzehnheiligen En Potsdam Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf realizo para Federico el Grande el palacio de Sanssouci a imagen y semejanza del Trianon En Prusia Matthaus Daniel Poppelmann 1662 1736 construye en Dresde el pabellon de fiestas del Zwinger cuidando que armonice con el paisaje Las escaleras con curvas en todos los sentidos dan alegria tanto al edificio como a los jardines mientras las grutas y fuentes albergan todos tipos de personajes mitologicos El castillo del Belvedere en Viena es otra muestra de este estilo Literatura Editar Se puede incluir en el rococo a Friedrich Hagedorns Ewald Christian von Kleist y el suizo Salomon Gessner famoso por sus Idilios pero tambien como pintor Hubo un grupo de poetas rococo en la Universidad de Halle que destaco por sus anacreonticas y pequenos poemas fueron Johann Peter Uz Johann Wilhelm Ludwig Gleim y Johann Nikolaus Gotz El Rococo y la Iglesia catolica Editar La basilica de Superga Una vision critica del Rococo en el contexto eclesiastico fue sostenida en la Enciclopedia catolica Para la iglesia el estilo Rococo se podia asimilar a la musica profana contrapuesta a la musica sacra La carencia de simplicidad la exterioridad y la frivolidad tenian el efecto de distraer del recogimiento y de la plegaria Con todo eliminada su exterioridad mas explicita el resultado pudo ser aceptado como en consonancia con un ambiente dedicado al culto En el desarrollo del Rococo encontramos una decoracion compatible con el aspecto sagrado de las iglesias Capitel rococo en Steinhausen Los artistas franceses parecen no haber considerado nunca la belleza de la composicion del objeto principal mientras que los alemanes hacen de la potencia de las lineas su caracteristica principal En el interior de las iglesias el Rococo pudo ser tolerado dado que los objetos eran pequenos como un vaso una mesita de un corazon una luz una barandilla o una balaustrada y no eran demasiado evidentes a la vista Resulta estar mas en consonancia en la sacristia y en ambientes no propiamente de culto mas que en la iglesia propiamente dicha El estilo Rococo se adapta muy mal al oficio solemne de la funcion religiosa con el tabernaculo el altar o el pulpito En el caso de grandes objetos la escultura rococo resulta bella pero a la vez se encuentra un parecido con el Barroco Los elementos fantasiosos de este estilo no se adaptan a las grandes paredes de las iglesias En cualquier caso todo tiene que ser segun la situacion local y las circunstancias Hay piezas del Rococo autenticamente bellas mientras que algunas otras no responden a los canones e intentan asimilarse a objetos sacros Entre los materiales utilizados en el estilo rococo figuran la madera tallada el hierro y el bronce utilizado en la construccion de balaustradas y portales Un elemento distintivo es el dorado que cubre los frios materiales metalicos mas aceptables para la implantacion en ambientes no profanos Bibliografia EditarPal Kelemeen 1967 Baroque and Rococo in Latin Americani Fiske Kimball 1943 Creation of the Rococo reeditado como The Creation of the Rococo Decorative Style 1980 Michael Levey 1980 Painting in Eighteenth Century Venice Arno Schonberger i Halldor Soehner 1960 The Age of Rococo publicado originalmente en aleman 1959 T Hetzer Die Fresken Tiepolos in der Wurzburger Residenz Francfort del Meno 1943 A Morassi Tiepolo i la Villa Valmarana Milan 1945 A Morassi Giovan Battista Tiepolo Londres 1955 A Pallucchini L opera completa de Giambattista Tiepolo Milan 1968 A Porcella La giovinezza de Gianbattista Tiepolo Roma 1973 M Gemin F Pedrocco Giambattista Tiepolo I dipinti Opera completa Venecia 1993 Agueda Vinamata El Rococo Ed Montesions Barcelona 1987 J J Martin Gonzalez El retablo barroco en Espana Madrid Alpuerto 1993 A Rodriguez G de Ceballos El siglo XVIII Entre tradicion y academia Madrid Silex 1992 Morant Henry de 1980 Historia de las artes decorativas Madrid Espasa Calpe ISBN 84 239 5267 3 Referencias Editar Morant 1980 p 373 J A Gaya Nuno Rococo Neoclasicismo y Prerromanticismo en el arte de la Espana del siglo XVIII Cuadernos de la Catedra Feijoo 22 Oviedo 1970 pp 51 71 Jesus Urrea Fernandez Introduccion a la pintura rococo en Espana en La epoca de Fernando VI Oviedo Catedra Feijoo 1981 pp 315 336 Arturo Anson Navarro La pintura rococo en Espana en Cuadernos de Arte Espanol num 96 Madrid Historia 16 1991Vease tambien EditarCatedral de Murcia Catedral de CadizEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Rococo Descripcion del Rococo y comparacion con el Barroco en ingles Datos Q122960 Multimedia Rococo artObtenido de https es wikipedia org w index php title Rococo amp oldid 135642324, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos