fbpx
Wikipedia

Barroco

El Barroco fue un período de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte (el «estilo barroco») y que, partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Cronológicamente, abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII, con mayor o menor prolongación en el tiempo dependiendo de cada país. Se suele situar entre el Manierismo y el Rococó, en una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, así como marcadas diferencias políticas entre los Estados absolutistas y los parlamentarios, donde una incipiente burguesía empezaba a poner los cimientos del capitalismo.[1]

Como estilo artístico, el Barroco surgió a principios del siglo XVII (según otros autores a finales del XVI) en Italia —período también conocido en este país como Seicento—, desde donde se extendió hacia la mayor parte de Europa. Durante mucho tiempo (siglos XVIII y XIX) el término «barroco» tuvo un sentido peyorativo, con el significado de recargado, engañoso, caprichoso, hasta que fue posteriormente revalorizado a finales del siglo XIX por Jacob Burckhardt y, en el XX, por Benedetto Croce y Eugenio d'Ors. Algunos historiadores dividen el Barroco en tres períodos: «primitivo» (1580-1630), «maduro» o «pleno» (1630-1680) y «tardío» (1680-1750).[2]

Aunque se suele entender como un período artístico específico, estéticamente el término «barroco» también indica cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo, concepto introducido por Heinrich Wölfflin en 1915. Así pues, el término «barroco» se puede emplear tanto como sustantivo como adjetivo. Según este planteamiento, cualquier estilo artístico atraviesa por tres fases: arcaica, clásica y barroca. Ejemplos de fases barrocas serían el arte helenístico, el arte gótico, el romanticismo o el modernismo.[2]

El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero adoptando formas más dinámicas y efectistas y un gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. Se observa una preponderancia de la representación realista: en una época de penuria económica, el hombre se enfrenta de forma más cruda a la realidad. Por otro lado, a menudo esta cruda realidad se somete a la mentalidad de una época turbada y desengañada, lo que se manifiesta en una cierta distorsión de las formas, en efectos forzados y violentos, fuertes contrastes de luces y sombras y cierta tendencia al desequilibrio y la exageración.[3]

Se conoce también con el nombre de barroquismo el abuso de lo ornamental, el recargamiento en el arte.

Aspectos generales

Barroco: un concepto polisémico

 
Laocoonte y sus hijos, de Agesandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas (siglo II a. C.), Museo Pío-Clementino, Vaticano. Para numerosos críticos e historiadores del arte lo «barroco» es una fase recurrente de todos los estilos artísticos, que sucede a la fase clásica. Así, el arte helenístico —al que pertenece el Laocoonte— sería la «fase barroca» del arte griego.

El término «barroco» proviene de un vocablo de origen portugués (barrôco), cuyo femenino denominaba a las perlas que tenían formas irregulares (como en castellano el vocablo «barruecas»). Surgió en el contexto de la crítica musical: en 1750, el ensayista francés Noël-Antoine Pluche comparó la forma de tocar de dos violinistas, uno más sereno y otro más extravagante, comentando de este último que «trata a toda costa de sorprender, de llamar la atención, con sonidos desaforados y extravagantes. No parece sino que de esta manera se tratase de bucear en el fondo de los mares para extraer berruecos [baroc en francés] con grandes esfuerzos, mientras en tierra firme sería posible encontrar con mucha más facilidad joyas valiosas».[4]

«Barroco» fue en origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso, grandilocuente, excesivamente recargado.[1]​ Así apareció por vez primera en el Dictionnaire de Trévoux (1771), que define «en pintura, un cuadro o una figura de gusto barroco, donde las reglas y las proporciones no son respetadas y todo está representado siguiendo el capricho del artista».[5]

Otra teoría lo deriva del sustantivo baroco, un silogismo de origen aristotélico proveniente de la filosofía escolástica medieval, que señala una ambigüedad que, basada en un débil contenido lógico, hace confundir lo verdadero con lo falso. Así, esta figura señala un tipo de razonamiento pedante y artificioso, generalmente en tono sarcástico y no exento de polémica. En ese sentido lo aplicó Francesco Milizia en su Dizionario delle belle arti del disegno (1797), donde expresa que «barroco es el superlativo de bizarro, el exceso del ridículo».[5]

El término «barroco» fue usado a partir del siglo XVIII con un sentido despectivo, para subrayar el exceso de énfasis y abundancia de ornamentación, a diferencia de la racionalidad más clara y sobria de la Ilustración. En ese tiempo, barroco era sinónimo de otros adjetivos como «absurdo» o «grotesco».[1]​ Los pensadores ilustrados vieron en las realizaciones artísticas del siglo anterior una manipulación de los preceptos clasicistas, tan cercanos a su concepto racionalista de la realidad, por lo que sus críticas al arte seiscentista convirtieron el término «barroco» en un concepto peyorativo: en su Dictionnaire d'Architecture (1792), Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy define lo barroco como «un matiz de lo extravagante. Es, si se quiere, su refinamiento o si se pudiese decir, su abuso. Lo que la severidad es a la sabiduría del gusto, el barroco lo es a lo extraño, es decir, que es su superlativo. La idea de barroco entraña la del ridículo llevado al exceso».[5]

Sin embargo, la historiografía del arte tendió posteriormente a revalorizar el concepto de lo barroco y a valorarlo por sus cualidades intrínsecas, al tiempo que empezó a tratar el Barroco como un período específico de la historia de la cultura occidental. El primero en rechazar la acepción negativa del Barroco fue Jacob Burckhardt (Cicerone, 1855), afirmando que «la arquitectura barroca habla el mismo lenguaje del Renacimiento, pero en un dialecto degenerado». Si bien no era una afirmación elogiosa, abrió el camino a estudios más objetivos, como los elaborados por Cornelius Gurlitt (Geschichte des Barockstils in Italien, 1887), August Schmarsow (Barock und Rokoko, 1897), Alois Riegl (Die Entstehung der Barockkunst in Rom, 1908) y Wilhelm Pinder (Deutscher Barock, 1912), que culminaron en la obra de Heinrich Wölfflin (Renaissance und Barock, 1888; Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 1915), el primero que otorgó al Barroco una autonomía estilística propia y diferenciada, señalando sus propiedades y rasgos estilísticos de una forma revalorizada. Posteriormente, Benedetto Croce (Saggi sulla letteratura italiana del Seicento, 1911) efectuó un estudio historicista del Barroco, enmarcándolo en su contexto socio-histórico y cultural, y procurando no emitir ninguna clase de juicios de valor. Sin embargo, en Storia dell'età barocca in Italia (1929) volvió a otorgar un carácter negativo al Barroco, al que calificó de «decadente», justo en una época en que surgieron numerosos tratados que reivindicaban la valía artística del período, como Der Barock als Kunst der Gegenreformation (1921), de Werner Weisbach, Österreichische Barockarchitektur (1930) de Hans Sedlmayr o Art religieux après le Concile de Trente (1932), de Émile Mâle.[6]

Posteriores estudios han dejado definitivamente asentado el concepto actual de Barroco, con pequeñas salvedades, como la diferenciación efectuada por algunos historiadores entre «barroco» y «barroquismo», siendo el primero la fase clásica, pura y primigenia, del arte del siglo XVII, y el segundo una fase amanerada, recargada y exagerada, que confluiría con el Rococó —en la misma medida que el manierismo sería la fase amanerada del Renacimiento—. En ese sentido, Wilhelm Pinder (Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte, 1926) sostiene que estos estilos «generacionales» se suceden sobre la base de la formulación y posterior deformación de unos determinados ideales culturales: así como el manierismo jugó con las formas clásicas de un Renacimiento de corte humanista y clasicista, el barroquismo supone la reformulación en clave formalista del sustrato ideológico barroco, basado principalmente en el absolutismo y el contrarreformismo.[7]

Por otro lado, frente al Barroco como un determinado período de la historia de la cultura, a principios del siglo XX surgió una segunda acepción, la de «lo barroco» como una fase presente en la evolución de todos los estilos artísticos.[nota 1]​ Ya Nietzsche aseveró que «el estilo barroco surge cada vez que muere un gran arte».[8]​ El primero en otorgar un sentido estético transhistórico al Barroco fue Heinrich Wölfflin (Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 1915), quien estableció un principio general de alternancia entre clasicismo y barroco, que rige la evolución de los estilos artísticos.[9]

Recogió el testigo Eugenio d'Ors (Lo barroco, 1936), que lo definió como un «eón»,[nota 2]​ una forma transhistórica del arte («lo barroco» frente a «el barroco» como período), una modalidad recurrente a todo lo largo de la historia del arte como oposición a lo clásico.[nota 3]​ Si el clasicismo es un arte racional, masculino, apolíneo, lo barroco es irracional, femenino, dionisíaco. Para d'Ors, «ambas aspiraciones [clasicismo y barroquismo] se complementan. Tiene lugar un estilo de economía y razón, y otro musical y abundante. Uno se siente atraído por las formas estables y pesadas, y el otro por las redondeadas y ascendentes. De uno a otro no hay ni decadencia ni degeneración. Se trata de dos formas de sensibilidad eternas».[10]

Contexto histórico y cultural

 
Vieja espulgando a un niño (1670-1675), de Bartolomé Esteban Murillo, Pinacoteca Antigua de Múnich. La grave crisis económica a todo lo largo del siglo XVII afectó especialmente a las clases más bajas.

El siglo XVII fue por lo general una época de depresión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior causada principalmente por el descubrimiento de América. Las malas cosechas conllevaron el aumento del precio del trigo y demás productos básicos, con las subsiguientes hambrunas.[nota 4]​ El comercio se estancó, especialmente en el área mediterránea, y solo floreció en Inglaterra y Países Bajos gracias al comercio con Oriente y la creación de grandes compañías comerciales, que sentaron las bases del capitalismo y el auge de la burguesía. La mala situación económica se agravó con las plagas de peste que asolaron Europa a mediados del siglo XVII, que afectaron especialmente a la zona mediterránea.[nota 5]​ Otro factor que generó miseria y pobreza fueron las guerras, provocadas en su mayoría por el enfrentamiento entre católicos y protestantes, como es el caso de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).[11]​ Todos estos factores provocaron una grave depauperación de la población; en muchos países, el número de pobres y mendigos llegó a alcanzar la cuarta parte de la población.[12]

Por otro lado, el poder hegemónico en Europa basculó de la España imperial a la Francia absolutista, que tras la Paz de Westfalia (1648) y la Paz de los Pirineos (1659) se consolidó como el más poderoso estado del continente, prácticamente indiscutido hasta la ascensión de Inglaterra en el siglo XVIII. Así, la Francia de los Luises y la Roma papal fueron los principales núcleos de la cultura barroca, como centros de poder político y religioso —respectivamente— y centros difusores del absolutismo y el contrarreformismo. España, aunque en decadencia política y económica, tuvo sin embargo un esplendoroso período cultural —el llamado Siglo de Oro— que, aunque marcado por su aspecto religioso de incontrovertible proselitismo contrarreformista, tuvo un acentuado componente popular, y llevó tanto a la literatura como a las artes plásticas a cotas de elevada calidad. En el resto de países donde llegó la cultura barroca (Inglaterra, Alemania, Países Bajos), su implantación fue irregular y con distintos sellos peculiarizados por sus distintivas características nacionales.[13]

 
Sesión del Concilio de Trento, anónimo veneciano, Museo del Louvre.

El Barroco se forjó en Italia, principalmente en la sede pontificia, Roma, donde el arte fue utilizado como medio propagandístico para la difusión de la doctrina contrarreformista.[nota 6]​ La Reforma protestante sumió a la Iglesia católica en una profunda crisis durante la primera mitad del siglo XVI, que evidenció tanto la corrupción en numerosos estratos eclesiásticos como la necesidad de una renovación del mensaje y la obra católica, así como de un mayor acercamiento a los fieles. El Concilio de Trento (1545-1563) se celebró para contrarrestar el avance del protestantismo y consolidar el culto católico en los países donde aún prevalecía, sentando las bases del dogma católico (sacerdocio sacramental, celibato, culto a la Virgen y los santos, uso litúrgico del latín) y creando nuevos instrumentos de comunicación y expansión de la fe católica, poniendo especial énfasis en la educación, la predicación y la difusión del mensaje católico, que adquirió un fuerte sello propagandístico —para lo que se creó la Congregación para la Propagación de la Fe—. Este ideario se plasmó en la recién fundada Compañía de Jesús, que mediante la predicación y la enseñanza tuvo una notable y rápida difusión por todo el mundo, frenando el avance del protestantismo y recuperando numerosos territorios para la fe católica (Austria, Baviera, Suiza, Flandes, Polonia). Otro efecto de la Contrarreforma fue la consolidación de la figura del papa, cuyo poder salió reforzado, y que se tradujo en un ambicioso programa de ampliación y renovación urbanística de Roma, especialmente de sus iglesias, con especial énfasis en la basílica de San Pedro y sus aledaños. La Iglesia fue el mayor comitente artístico de la época, y utilizó el arte como caballo de batalla de la propaganda religiosa, al ser un medio de carácter popular fácilmente accesible e inteligible. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión ad maiorem Dei et Ecclesiae gloriam, y papas como Sixto V, Clemente VIII, Paulo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Inocencio X y Alejandro VII se convirtieron en grandes mecenas y propiciaron grandes mejoras y construcciones en la ciudad eterna, ya calificada entonces como Roma triumphans, caput mundi («Roma triunfante, cabeza del mundo»).[14]

Culturalmente, el Barroco fue una época de grandes adelantos científicos: William Harvey comprobó la circulación de la sangre; Galileo Galilei perfeccionó el telescopio y afianzó la teoría heliocéntrica establecida el siglo anterior por Copérnico y Kepler; Isaac Newton formuló la teoría de la gravitación universal; Evangelista Torricelli inventó el barómetro. Francis Bacon estableció con su Novum Organum el método experimental como base de la investigación científica, poniendo las bases del empirismo. Por su parte, René Descartes llevó a la filosofía hacia el racionalismo, con su famoso «pienso, luego existo».[15]

Debido a las nuevas teorías heliocéntricas y la consecuente pérdida del sentimiento antropocéntrico propio del hombre renacentista, el hombre del Barroco perdió la fe en el orden y la razón, en la armonía y la proporción; la naturaleza, no reglamentada ni ordenada, sino libre y voluble, misteriosa e inabarcable, pasó a ser una fuente directa de inspiración más conveniente a la mentalidad barroca. Perdiendo la fe en la verdad, todo pasa a ser aparente e ilusorio (Calderón: La vida es sueño); ya no hay nada revelado, por lo que todo debe investigarse y experimentarse. Descartes convirtió la duda en el punto de partida de su sistema filosófico: «considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu, no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños» (Discurso del método, 1637).[16]​ Así, mientras la ciencia se circunscribía a la búsqueda de la verdad, el arte se encaminaba a la expresión de lo imaginario, del ansia de infinito que anhelaba el hombre barroco. De ahí el gusto por los efectos ópticos y los juegos ilusorios, por las construcciones efímeras y el valor de lo transitorio; o el gusto por lo sugestivo y seductor en poesía, por lo maravilloso, sensual y evocador, por los efectos lingüísticos y sintácticos, por la fuerza de la imagen y el poder de la retórica, revitalizados por la reivindicación de autores como Aristóteles o Cicerón.[17]

La cultura barroca era, en definición de José Antonio Maravall, «dirigida» —enfocada en la comunicación—, «masiva» —de carácter popular— y «conservadora» —para mantener el orden establecido—. Cualquier medio de expresión artístico debía ser principalmente didáctico y seductor, debía llegar fácilmente al público y debía entusiasmarle, hacerle comulgar con el mensaje que transmitía, un mensaje puesto al servicio de las instancias del poder —político o religioso—, que era el que sufragaba los costes de producción de las obras artísticas, ya que Iglesia y aristocracia —también incipientemente la burguesía— eran los principales comitentes de artistas y escritores. Si la Iglesia quería transmitir su mensaje contrarreformista, las monarquías absolutas vieron en el arte una forma de magnificar su imagen y mostrar su poder, a través de obras monumentales y pomposas que transmitían una imagen de grandeza y ayudaban a consolidar el poder centralista del monarca, reafirmando su autoridad.[18]

Por ello y pese a la crisis económica, el arte floreció gracias sobre todo al mecenazgo eclesiástico y aristocrático. Las cortes de los estados monárquicos —especialmente los absolutistas— favorecieron el arte como una forma de plasmar la magnificencia de sus reinos, un instrumento propagandístico que daba fe de la grandiosidad del monarca (un ejemplo paradigmático es la construcción de Versalles por Luis XIV). El auge del coleccionismo, que conllevaba la circulación de artistas y obras de arte por todo el continente europeo, condujo al alza del mercado artístico. Algunos de los principales coleccionistas de arte de la época fueron monarcas, como el emperador Rodolfo II, Carlos I de Inglaterra, Felipe IV de España o la reina Cristina de Suecia. Floreció notablemente el mercado artístico, centrado principalmente en el ámbito neerlandés (Amberes y Ámsterdam) y alemán (Núremberg y Augsburgo). También proliferaron las academias de arte —siguiendo la estela de las surgidas en Italia en el siglo XVI—, como instituciones encargadas de preservar el arte como fenómeno cultural, de reglamentar su estudio y su conservación, y de promocionarlo mediante exposiciones y concursos; las principales academias surgidas en el siglo XVII fueron la Académie Royale d'Art, fundada en París en 1648, y la Akademie der Künste de Berlín (1696)[19]

 
Mapa de Europa en 1648 al final de la Guerra de los Treinta Años.
 
Colonización europea en 1660.

El estilo barroco

 
Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, vista desde la cúpula de la Basílica. El gran templo romano fue la punta de lanza del arte contrarreformista.

El Barroco fue un estilo heredero del escepticismo manierista, que se vio reflejado en un sentimiento de fatalidad y dramatismo entre los autores de la época. El arte se volvió más artificial, más recargado, decorativo, ornamentado. Destacó el uso ilusionista de los efectos ópticos; la belleza buscó nuevas vías de expresión y cobró relevancia lo asombroso y los efectos sorprendentes. Surgieron nuevos conceptos estéticos como los de «ingenio», «perspicacia» o «agudeza». En la conducta personal se destacaba sobre todo el aspecto exterior, de forma que reflejara una actitud altiva, elegante, refinada y exagerada que cobró el nombre de préciosité.[20]

Según Wölfflin, el Barroco se define principalmente por oposición al Renacimiento: frente a la visión lineal renacentista, la visión barroca es pictórica; frente a la composición en planos, la basada en la profundidad; frente a la forma cerrada, la abierta; frente a la unidad compositiva basada en la armonía, la subordinación a un motivo principal; frente a la claridad absoluta del objeto, la claridad relativa del efecto.[2]​ Así, el Barroco «es el estilo del punto de vista pictórico con perspectiva y profundidad, que somete la multiplicidad de sus elementos a una idea central, con una visión sin límites y una relativa oscuridad que evita los detalles y los perfiles agudos, siendo al mismo tiempo un estilo que, en lugar de revelar su arte, lo esconde».[21]

El arte barroco se expresó estilísticamente en dos vías: por un lado, hay un énfasis en la realidad, el aspecto mundano de la vida, la cotidianeidad y el carácter efímero de la vida, que se materializó en una cierta «vulgarización» del fenómeno religioso en los países católicos, así como en un mayor gusto por las cualidades sensibles del mundo circundante en los protestantes; por otro lado, se manifiesta una visión grandilocuente y exaltada de los conceptos nacionales y religiosos como una expresión del poder, que se traduce en el gusto por lo monumental, lo fastuoso y recargado, el carácter magnificente otorgado a la realeza y la Iglesia, a menudo con un fuerte sello propagandístico.[22]

 
Retrato de Luis XIV (1701), de Hyacinthe Rigaud, Museo del Louvre, París. El rey francés encarna el prototipo de la monarquía absolutista, ideología que junto a la Iglesia contrarreformista utilizó más el arte como medio propagandístico.

El Barroco fue una cultura de la imagen, donde todas las artes confluyeron para crear una obra de arte total, con una estética teatral, escenográfica, una mise en scène que pone de manifiesto el esplendor del poder dominante (Iglesia o Estado), con ciertos toques naturalistas pero en un conjunto que expresa dinamismo y vitalidad. La interacción de todas las artes expresa la utilización del lenguaje visual como un medio de comunicación de masas, plasmado en una concepción dinámica de la naturaleza y el espacio envolvente.[23]

Una de las principales características del arte barroco es su carácter ilusorio y artificioso: «el ingenio y el diseño son el arte mágico a través del cual se llega a engañar a la vista hasta asombrar» (Gian Lorenzo Bernini). Se valoraba especialmente lo visual y efímero, por lo que cobraron auge el teatro y los diversos géneros de artes escénicas y espectáculos: danza, pantomima, drama musical (oratorio y melodrama), espectáculos de marionetas, acrobáticos, circenses, etc. Existía el sentimiento de que el mundo es un teatro (theatrum mundi) y la vida una función teatral: «todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres meros actores» (Como gustéis, William Shakespeare, 1599).[24]​ De igual manera se tendía a teatralizar las demás artes, especialmente la arquitectura. Es un arte que se basa en la inversión de la realidad: en la «simulación», en convertir lo falso en verdadero, y en la «disimulación», pasar lo verdadero por falso. No se muestran las cosas como son, sino como se querría que fuesen, especialmente en el mundo católico, donde la Contrarreforma tuvo un éxito exiguo, ya que media Europa se pasó al protestantismo. En literatura se manifestó dando rienda suelta al artificio retórico, como un medio de expresión propagandístico en que la suntuosidad del lenguaje pretendía reflejar la realidad de forma edulcorada, recurriendo a figuras retóricas como la metáfora, la paradoja, la hipérbole, la antítesis, el hipérbaton, la elipsis, etc. Esta transposición de la realidad, que se ve distorsionada y magnificada, alterada en sus proporciones y sometida al criterio subjetivo de la ficción, pasó igualmente al terreno de la pintura, donde se abusa del escorzo y la perspectiva ilusionista en aras de efectos mayores, llamativos y sorprendentes.[25]

 
Finis gloriae mundi (1672), de Juan de Valdés Leal, Hospital de la Caridad (Sevilla). El género de la vanitas cobró una especial relevancia en la era barroca, donde continuamente estaba presente el memento mori, el recuerdo de la fugacidad de la vida, propio de una época de guerras, epidemias y pobreza.

El arte barroco buscaba la creación de una realidad alternativa a través de la ficción y la ilusión. Esta tendencia tuvo su máxima expresión en la fiesta y la celebración lúdica; edificios como iglesias o palacios, o bien un barrio o una ciudad entera, se convertían en teatros de la vida, en escenarios donde se mezclaba la realidad y la ilusión, donde los sentidos se sometían al engaño y el artificio. En ese aspecto tuvo especial protagonismo la Iglesia contrarreformista, que buscaba a través de la pompa y el boato mostrar su superioridad sobre las iglesias protestantes, con actos como misas solemnes, canonizaciones, jubileos, procesiones o investiduras papales. Pero igual de fastuosas eran las celebraciones de la monarquía y la aristocracia, con eventos como coronaciones, bodas y nacimientos reales, funerales, visitas de embajadores o cualquier acontecimiento que permitiese al monarca desplegar su poder para admirar al pueblo. Las fiestas barrocas suponían una conjugación de todas las artes, desde la arquitectura y las artes plásticas hasta la poesía, la música, la danza, el teatro, la pirotecnia, arreglos florales, juegos de agua, etc. Arquitectos como Bernini o Pietro da Cortona, o Alonso Cano y Sebastián Herrera Barnuevo en España, aportaron su talento a tales eventos, diseñando estructuras, coreografías, iluminaciones y demás elementos, que a menudo les servían como campo de pruebas para futuras realizaciones más serias: así, el baldaquino para la canonización de Santa Isabel de Portugal sirvió a Bernini para su futuro diseño del baldaquino de San Pedro, y el quarantore (teatro sacro de los jesuitas) de Carlo Rainaldi fue una maqueta de la iglesia de Santa Maria in Campitelli.[26]

Durante el Barroco, el carácter ornamental, artificioso y recargado del arte de este tiempo traslucía un sentido vital transitorio, relacionado con el memento mori, el valor efímero de las riquezas frente a la inevitabilidad de la muerte, en paralelo al género pictórico de las vanitas. Este sentimiento llevó a valorar de forma vitalista la fugacidad del instante, a disfrutar de los leves momentos de esparcimiento que otorga la vida, o de las celebraciones y actos solemnes. Así, los nacimientos, bodas, defunciones, actos religiosos, o las coronaciones reales y demás actos lúdicos o ceremoniales, se revestían de una pompa y una artificiosidad de carácter escenográfico, donde se elaboraban grandes montajes que aglutinaban arquitectura y decorados para proporcionar una magnificencia elocuente a cualquier celebración, que se convertía en un espectáculo de carácter casi catártico, donde cobraba especial relevancia el elemento ilusorio, la atenuación de la frontera entre realidad y fantasía.[27]

Cabe destacar que el Barroco es un concepto heterogéneo que no presentó una unidad estilística ni geográfica ni cronológicamente, sino que en su seno se encuentran diversas tendencias estilísticas, principalmente en el terreno de la pintura. Las principales serían: naturalismo, estilo basado en la observación de la naturaleza pero sometida a ciertas directrices establecidas por el artista, basadas en criterios morales y estéticos o, simplemente, derivados de la libre interpretación del artista a la hora de concebir su obra; realismo, tendencia surgida de la estricta imitación de la naturaleza, ni interpretada ni edulcorada, sino representada minuciosamente hasta en sus más pequeños detalles; clasicismo, corriente centrada en la idealización y perfección de la naturaleza, evocadora de elevados sentimientos y profundas reflexiones, con la aspiración de reflejar la belleza en toda su plenitud.[28]

Por último, cabe señalar que en el Barroco surgieron o se desarrollaron nuevos géneros pictóricos. Si hasta entonces había preponderado en el arte la representación de temas históricos, mitológicos o religiosos, los profundos cambios sociales vividos en el siglo XVII propiciaron el interés por nuevos temas, especialmente en los países protestantes, cuya severa moralidad impedía la representación de imágenes religiosas por considerarlas idolatría. Por otro lado, el auge de la burguesía, que para remarcar su estatus invirtió de forma decidida en el arte, trajo consigo la representación de nuevos temas alejados de las grandilocuentes escenas preferidas por la aristocracia. Entre los géneros desarrollados profusamente en el Barroco destacan: la pintura de género, que toma sus modelos de la realidad circundante, de la vida diaria, de temas campesinos o urbanos, de pobres y mendigos, comerciantes y artesanos, o de fiestas y ambientes folklóricos; el paisaje, que eleva a categoría independiente la representación de la naturaleza, que hasta entonces solo servía de telón de fondo de las escenas con personajes históricos o religiosos; el retrato, que centra su representación en la figura humana, generalmente con un componente realista aunque a veces no exento de idealización; el bodegón o naturaleza muerta, que consiste en la representación de objetos inanimados, ya sean piezas de ajuar doméstico, flores, frutas u otros alimentos, muebles, instrumentos musicales, etc.; y la vanitas, un tipo de bodegón que alude a lo efímero de la existencia humana, simbolizado generalmente por la presencia de calaveras o esqueletos, o bien velas o relojes de arena.[29]

Arquitectura

La arquitectura barroca asumió unas formas más dinámicas, con una exuberante decoración y un sentido escenográfico de las formas y los volúmenes. Cobró relevancia la modulación del espacio, con preferencia por las curvas cóncavas y convexas, poniendo especial atención en los juegos ópticos (trompe-l'œil) y el punto de vista del espectador. También cobró una gran importancia el urbanismo, debido a los monumentales programas desarrollados por reyes y papas, con un concepto integrador de la arquitectura y el paisaje que buscaba la recreación de un continuum espacial, de la expansión de las formas hacia el infinito, como expresión de unos elevados ideales, sean políticos o religiosos.[30]

Italia

Al igual que en la época anterior, el motor del nuevo estilo volvió a ser Italia, gracias principalmente al mecenazgo de la Iglesia y a los grandes programas arquitectónicos y urbanísticos desarrollados por la sede pontificia, deseosa de mostrar al mundo su victoria contra la Reforma. La principal modalidad constructiva de la arquitectura barroca italiana fue la iglesia, que se convirtió en el máximo exponente de la propaganda contrarreformista.[31]​ Las iglesias barrocas italianas se caracterizan por la abundancia de formas dinámicas, con predominio de las curvas cóncavas y convexas, con fachadas ricamente decoradas y repletas de esculturas, así como gran número de columnas, que a menudo se desprenden del muro, y con interiores donde predominan igualmente la forma curva y una profusa decoración. Entre sus diversas planimetrías destacó —especialmente entre finales del siglo XVI y principios del XVII— el diseño en dos cuerpos, con dos frontones concéntricos (curvo el exterior y triangular el interior), siguiendo el modelo de la fachada de la Iglesia del Gesù de Giacomo della Porta (1572).[32]

Uno de sus primeros representantes fue Carlo Maderno,[32]​ autor de la fachada de San Pedro del Vaticano (1607-1612) —al que además modificó la planta, pasando de la de cruz griega proyectada por Bramante a una de cruz latina—, y la iglesia de Santa Susana (1597-1603). Pero uno de los mayores impulsores del nuevo estilo fue el arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini, el principal artífice de la Roma monumental que conocemos hoy día:[33][34]baldaquino de San Pedro (1624-1633) —donde aparece la columna salomónica, posteriormente uno de los signos distintivos del Barroco—, columnata de la plaza de San Pedro (1656-1667), San Andrés del Quirinal (1658-1670), Palacio Chigi-Odescalchi (1664-1667). El otro gran nombre de la época es Francesco Borromini, arquitecto de gran inventiva que subvirtió todas las normas de la arquitectura clásica —a las que pese a todo aún se aferraba Bernini—, a través del uso de superficies alabeadas, bóvedas nervadas y arcos mixtilíneos, creando una arquitectura de carácter casi escultórico.[35]​ Fue autor de las iglesias de San Carlo alle Quattre Fontane (1634-1640), Sant'Ivo alla Sapienza (1642-1650) y Sant'Agnese in Agone (1653-1661). El tercer arquitecto de renombre activo en Roma fue Pietro da Cortona, que también era pintor, circunstancia quizá por la cual creó volúmenes de gran plasticidad, con grandes contrastes de luz y sombra (Santa Maria della Pace, 1656-1657; Santi Luca e Martina, 1635-1650). Fuera de Roma cabe destacar la figura de Baldassare Longhena en Venecia, autor de la iglesia de Santa Maria della Salute (1631-1650); y Guarino Guarini y Filippo Juvara en Turín, autor de la Capilla del Santo Sudario (1667-1690) el primero, y de la Basílica de Superga (1717-1731) el segundo.[36]

Francia

En Francia, bajo los reinados de Luis XIII y Luis XIV, se iniciaron una serie de construcciones de gran fastuosidad, que pretendían mostrar la grandeza del monarca y el carácter sublime y divino de la monarquía absolutista. Aunque en la arquitectura francesa se percibe cierta influencia de la italiana, esta fue reinterpretada de una forma más sobria y equilibrada, más fiel al clasicismo renacentista, por lo que el arte francés de la época se suele denominar como clasicismo francés.[37]

Las primeras realizaciones de relevancia corrieron a cargo de Jacques Lemercier (iglesia de la Sorbona, 1635) y François Mansart (palacio de Maisons-Lafitte, 1624-1626; Iglesia de Val-de-Grâce, 1645-1667). Posteriormente, los grandes programas áulicos se centraron en la nueva fachada del palacio del Louvre, de Louis Le Vau y Claude Perrault (1667-1670) y, especialmente, en el palacio de Versalles, de Le Vau y Jules Hardouin-Mansart (1669-1685). De este último arquitecto conviene también destacar la iglesia de San Luis de los Inválidos (1678-1691), así como el trazado de la plaza Vendôme de París (1685-1708).[38]

España

En España, la arquitectura de la primera mitad del siglo XVII acusó la herencia herreriana, con una austeridad y simplicidad geométrica de influencia escurialense. Lo barroco se fue introduciendo paulatinamente sobre todo en la recargada decoración interior de iglesias y palacios, donde los retablos fueron evolucionando hacia cotas de cada vez más elevada magnificencia. En este período fue Juan Gómez de Mora la figura más destacada,[39]​ siendo autor de la Clerecía de Salamanca (1617), el Ayuntamiento (1644-1702) y la plaza Mayor de Madrid (1617-1619). Otros autores de la época fueron: Alonso Carbonel, autor del palacio del Buen Retiro (1630-1640); Pedro Sánchez y Francisco Bautista, autores de la Colegiata de San Isidro de Madrid (1620-1664).[40]

Hacia mediados de siglo fueron ganando terreno las formas más ricas y los volúmenes más libres y dinámicos, con decoraciones naturalistas (guirnaldas, cartelas vegetales) o de formas abstractas (molduras y baquetones recortados, generalmente de forma mixtilínea). En esta época conviene recordar los nombres de Pedro de la Torre, José de Villarreal, José del Olmo, Sebastián Herrera Barnuevo y, especialmente, Alonso Cano, autor de la fachada de la catedral de Granada (1667).[41]

Entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII se dio el estilo churrigueresco (por los hermanos Churriguera), caracterizado por su exuberante decorativismo y el uso de columnas salomónicas: José Benito Churriguera fue autor del Retablo Mayor de San Esteban de Salamanca (1692) y la fachada del palacio-iglesia de Nuevo Baztán en Madrid (1709-1722); Alberto Churriguera proyectó la Plaza Mayor de Salamanca (1728-1735); y Joaquín Churriguera fue autor del Colegio de Calatrava (1717) y el claustro de San Bartolomé (1715) en Salamanca, de influencia plateresca. Otras figuras de la época fueron: Teodoro Ardemans, autor de la fachada del Ayuntamiento de Madrid y el primer proyecto para el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso (1718-1726); Pedro de Ribera, autor del Puente de Toledo (1718-1732), el Cuartel del Conde-Duque (1717) y la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid (1720); Narciso Tomé, autor del Transparente de la Catedral de Toledo (1721-1734); el alemán Konrad Rudolf, autor de la fachada de la Catedral de Valencia (1703); Jaime Bort, artífice de la fachada de la catedral de Murcia (1736-1753); Vicente Acero, que proyectó la catedral de Cádiz (1722-1762); y Fernando de Casas Novoa, autor de la fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela (1739-1750).[42]

Otros países europeos

En Alemania, hasta mediados de siglo no se iniciaron construcciones de relevancia, debido a la Guerra de los Treinta Años, y aún entonces las principales obras fueron encargadas a arquitectos italianos. Sin embargo, a finales de siglo hubo una eclosión de arquitectos alemanes de gran valía, que hicieron obras cuyas innovadoras soluciones apuntaban ya al Rococó: Andreas Schlüter, autor del Palacio Real de Berlín (1698-1706), de influencia versallesca; Matthäus Daniel Pöppelmann, autor del palacio Zwinger de Dresde (1711-1722); y Georg Bähr, autor de la Iglesia de Frauenkirche de Dresde (1722-1738). En Austria destacaron Johann Bernhard Fischer von Erlach, autor de la iglesia de San Carlos Borromeo en Viena (1715-1725); Johann Lukas von Hildebrandt, autor del palacio Belvedere de Viena (1713-1723); y Jakob Prandtauer, artífice de la abadía de Melk (1702-1738). En Suiza cabe nombrar la abadía de Einsiedeln (1691-1735), de Kaspar Moosbrugger; la iglesia de los jesuitas de Solothurn (1680), de Heinrich Mayer; y la Colegiata de Sankt Gallen (1721-1770), de Kaspar Moosbrugger, Michael Beer y Peter Thumb.[43]

En Inglaterra pervivió durante buena parte del siglo XVII un clasicismo renacentista de influencia palladiana, cuyo máximo representante fue Inigo Jones. Posteriormente se fueron introduciendo las nuevas formas del continente, aunque reinterpretadas nuevamente con un sentido de mesura y contención pervivientes de la tradición palladiana. En ese sentido la obra maestra del período fue la catedral de San Pablo de Londres (1675-1711), de Christopher Wren. Otras obras de relevancia serían el castillo de Howard (1699-1712) y el palacio de Blenheim (1705-1725), ambos de John Vanbrugh y Nicholas Hawksmoor.[44]

En Flandes, las formas barrocas, presentes en un desbordado decorativismo, convivieron con antiguas estructuras góticas, órdenes clásicos y decoración manierista: cabe destacar las iglesias de Saint-Loup de Namur (1621), Sint-Michiel de Lovaina (1650-1666), Saint-Jean-Baptiste de Bruselas (1657-1677) y Sint-Pieter de Malinas (1670-1709). En los Países Bajos, el calvinismo determinó una arquitectura más simple y austera, de líneas clásicas, con preponderancia de la arquitectura civil: Bolsa de Ámsterdam (1608), de Hendrik de Keyser; Palacio Mauritshuis de La Haya (1633-1644), de Jacob van Campen; Ayuntamiento de Ámsterdam (1648, actual Palacio Real), de Jacob van Campen.[45]

En los países nórdicos, el protestantismo propició igualmente una arquitectura sobria y de corte clásico, con modelos importados de otros países, y características propias tan solo perceptibles en la utilización de diversos materiales, como los muros combinados de ladrillo y piedra de cantería, o los techos de cobre. En Dinamarca destacan el edificio de la Bolsa de Copenhague (1619-1674), de Hans van Steenwinkel el Joven; y la iglesia de Federico V (1754-1894), de Nicolai Eigtved. En Suecia cabe destacar el palacio de Drottningholm (1662-1685) y la iglesia de Riddarholm (1671), de Nicodemus Tessin el Viejo, y el palacio Real de Estocolmo (1697-1728), de Nicodemus Tessin el Joven.[46]

En Portugal, hasta mediados de siglo —con la independencia de España— no se inició una actividad constructora de envergadura, favorecida por el descubrimiento de minas de oro y diamantes en Minas Gerais (Brasil), que llevó al rey Juan V a querer emular las cortes de Versalles y el Vaticano. Entre las principales construcciones destacan: el Palacio Nacional de Mafra (1717-1740), de Johann Friederich Ludwig; el palacio Real de Queluz (1747), de Mateus Vicente; y el Santuario de Bom Jesus do Monte, en Braga (1784-1811), de Manuel Pinto Vilalobos.[47]

En Europa oriental, Praga (Chequia) fue una de las ciudades con un mayor programa constructivo, favorecido por la aristocracia checa: palacio Czernin (1668-1677), de Francesco Caratti; palacio Arzobispal (1675-1679), de Jean-Baptiste Mathey; iglesia de San Nicolás (1703-1717), de Christoph Dientzenhofer; Santuario de la Virgen de Loreto (1721), de Christoph y Kilian Ignaz Dietzenhofer. En Polonia destacan la catedral de San Juan Bautista de Breslavia (1716-1724), de Fischer von Erlach; el palacio Krasiński (1677-1682), de Tylman van Gameren; y el [palacio de Wilanów]] (1692), de Agostino Locci y Andreas Schlüter.[48]​ En Rusia, donde el zar Pedro I el Grande llevó a cabo un proceso de occidentalización del estado, se recibió la influencia del barroco noreuropeo, cuyo principal exponente fue la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo (1703-1733), obra del arquitecto italiano Domenico Trezzini.[49]​ Más tarde, Francesco Bartolomeo Rastrelli fue el exponente de un barroco tardío de influencia francoitaliana, que ya apuntaba al Rococó: Palacio de Peterhof, llamado «el Versalles ruso» (1714-1764, iniciado por Le Blond); Palacio de Invierno en San Petersburgo (1754-1762); y Palacio de Catalina en Tsárskoye Seló (1752-1756).[50]​ En Ucrania, el Barroco se distingue del occidental por medio de una ornamentación más moderada y unas formas más simples: monasterio de las Cuevas de Kiev, monasterio de San Miguel de Vydubichi en Kiev. En el Imperio Otomano el arte occidental influyó durante el siglo XVIII a las tradicionales formas islámicas, como se denota en la mezquita de los Tulipanes (1760-1763), obra de Mehmet Tahir Ağa. Otro exponente fue la mezquita Nuruosmaniye (1748-1755), obra del arquitecto griego Simon el Rum y patrocinada por el sultán Mahmud I, el cual mandó traer planos de iglesias europeas para su construcción.[51]

Arquitectura colonial

La arquitectura barroca colonial se caracteriza por una profusa decoración (Portada de La Profesa, México; fachadas revestidas de azulejos del estilo de Puebla, como en San Francisco Acatepec en San Andrés Cholula y San Francisco de Puebla), que resultará exacerbada en el llamado «ultrabarroco» (Fachada del Sagrario de la Catedral de México, de Lorenzo Rodríguez; Iglesia de Tepotzotlán; Templo de Santa Prisca de Taxco). En Perú, las construcciones desarrolladas en Lima y Cuzco desde 1650 muestran unas características originales que se adelantan incluso al Barroco europeo, como en el uso de muros almohadillados y de columnas salomónicas (Iglesia de la Compañía, Cuzco; San Francisco, Lima).[52]​ En otros países destacan: la catedral Metropolitana de Sucre en Bolivia; el santuario del Señor de Esquipulas en Guatemala; la catedral de Tegucigalpa en Honduras; la catedral de León en Nicaragua; la Iglesia de la Compañía en Quito, Ecuador; la iglesia de San Ignacio en Bogotá, Colombia; la catedral de Caracas en Venezuela; la Audiencia de Buenos Aires en Argentina; la iglesia de Santo Domingo en Santiago de Chile; y la catedral de La Habana en Cuba. También conviene recordar la calidad de las iglesias de las misiones jesuitas en Paraguay y de las misiones franciscanas en California.[53]

En Brasil, al igual que en la metrópoli, Portugal, la arquitectura tiene una cierta influencia italiana, generalmente de tipo borrominesco, como se percibe en las iglesias de San Pedro dos Clérigos en Recife (1728) y Nuestra Señora de la Gloria en Outeiro (1733). En la región de Minas Gerais destacó la labor de Aleijadinho, autor de un conjunto de iglesias que destacan por su planimetría curva, fachadas con efectos dinámicos cóncavo-convexos y un tratamiento plástico de todos los elementos arquitectónicos (São Francisco de Assis en Ouro Preto, 1765-1775).[54]

En las colonias portuguesas de la India (Goa, Damao y Diu) floreció un estilo arquitectónico de formas barrocas mezcladas con elementos hindúes, como la catedral de Goa (1562-1619) y la basílica del Buen Jesús de Goa (1594-1605), que alberga la tumba de San Francisco Javier. El conjunto de iglesias y conventos de Goa fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986.[55]

En Filipinas destacan las iglesias barrocas de Filipinas (designadas como Patrimonio de la Humanidad en 1993), con un estilo que es una reinterpretación de la arquitectura barroca europea por los chinos y los artesanos filipinos: iglesia de San Agustín (Manila), iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Santa María, Ilocos Sur), iglesia de San Agustín (Paoay, Ilocos Norte) e Iglesia de Santo Tomás de Villanueva (Miagao, Iloílo).[56]

Jardinería

Durante el Barroco la jardinería estuvo muy vinculada a la arquitectura, con diseños racionales donde cobró preferencia el gusto por la forma geométrica. Su paradigma fue el jardín francés, caracterizado por mayores zonas de césped y un nuevo detalle ornamental, el parterre, como en los Jardines de Versalles, diseñados por André Le Nôtre. El gusto barroco por la teatralidad y la artificiosidad conllevó la construcción de diversos elementos accesorios al jardín, como islas y grutas artificiales, teatros al aire libre, ménageries de animales exóticos, pérgolas, arcos triunfales, etc. Surgió la orangerie, una construcción de grandes ventanales destinada a proteger en invierno naranjos y otras plantas de origen meridional. El modelo de Versalles fue copiado por las grandes cortes monárquicas europeas, con exponentes como los jardines de Schönbrunn (Viena), Charlottenburg (Berlín), La Granja (Segovia) y Petrodvorets (San Petersburgo).[57]

Escultura

La escultura barroca adquirió el mismo carácter dinámico, sinuoso, expresivo y ornamental que la arquitectura —con la que llegará a una perfecta simbiosis sobre todo en edificios religiosos—, destacando el movimiento y la expresión, partiendo de una base naturalista pero deformada a capricho del artista. La evolución de la escultura no fue uniforme en todos los países, ya que en ámbitos como España y Alemania, donde el arte gótico había tenido mucho asentamiento —especialmente en la imaginería religiosa—, aún pervivían ciertas formas estilísticas de la tradición local, mientras que en países donde el Renacimiento había supuesto la implantación de las formas clásicas (Italia y Francia) la perduración de estas es más acentuada. Por temática, junto a la religiosa tuvo bastante importancia la mitológica, sobre todo en palacios, fuentes y jardines.[58]

En Italia destacó nuevamente Gian Lorenzo Bernini, escultor de formación aunque trabajase como arquitecto por encargo de varios papas. Influido por la escultura helenística —que en Roma podía estudiar a la perfección gracias a las colecciones arqueológicas papales—, logró una gran maestría en la expresión del movimiento, en la fijación de la acción parada en el tiempo. Fue autor de obras tan relevantes como Eneas, Anquises y Ascanio huyendo de Troya (1618-1619), El rapto de Proserpina (1621-1622), Apolo y Dafne (1622-1625), David lanzando su honda (1623-1624), el Sepulcro de Urbano VIII (1628-1647), Éxtasis de Santa Teresa (1644-1652), la Fuente de los Cuatro Ríos en Piazza Navona (1648-1651) y Muerte de la beata Ludovica Albertoni (1671-1674).[59]​ Otros escultores de la época fueron: Stefano Maderno, a caballo entre el Manierismo y el Barroco (Santa Cecilia, 1600); François Duquesnoy, flamenco de nacimiento pero activo en Roma (San Andrés, 1629-1633); Alessandro Algardi, formado en la escuela boloñesa, de corte clásico (Decapitación de San Pablo, 1641-1647; El papa San León deteniendo a Atila, 1646-1653); y Ercole Ferrata, discípulo de Bernini (La muerte en la hoguera de Santa Inés, 1660).[60]

En Francia la escultura fue heredera del clasicismo renacentista, con preeminencia del aspecto decorativo y cortesano, y de la temática mitológica. Jacques Sarrazin se formó en Roma, donde estudió la escultura clásica y la obra de Miguel Ángel, cuya influencia se trasluce en sus Cariátides del Pavillon de l'Horloge del Louvre (1636). François Girardon trabajó en la decoración de Versalles, y es recordado por su Mausoleo del Cardenal Richelieu (1675-1694) y por el grupo de Apolo y las Ninfas de Versalles (1666-1675), inspirado en el Apolo de Belvedere de Leócares (circa 330 a. C.-300 a. C.). Antoine Coysevox también participó en el proyecto versallesco, y entre su producción destaca la Glorificación de Luis XIV en el Salón de la Guerra de Versalles (1678) y el Mausoleo de Mazarino (1689-1693). Pierre Puget fue el más original de los escultores franceses de la época, aunque no trabajó en París, y su gusto por el dramatismo y el movimiento violento le alejaron del clasicismo de su entorno: Milón de Crotona (1671-1682), inspirada en el Laocoonte.[61]

En España perduró la imaginería religiosa de herencia gótica, generalmente en madera policromada —a veces con el añadido de ropajes auténticos—, presente o bien en retablos o bien en figura exenta. Se suelen distinguir en una primera fase dos escuelas: la castellana, centrada en Madrid y Valladolid, donde destaca Gregorio Fernández, que evoluciona de un manierismo de influencia juniana a un cierto naturalismo (Cristo yacente, 1614; Bautismo de Cristo, 1630), y Manuel Pereira, de corte más clásico (San Bruno, 1652); en la escuela andaluza, activa en Sevilla y Granada, destacan: Juan Martínez Montañés, con un estilo clasicista y figuras que denotan un detallado estudio anatómico (Cristo crucificado, 1603; Inmaculada Concepción, 1628-1631); su discípulo Juan de Mesa, más dramático que el maestro (Jesús del Gran Poder, 1620); Alonso Cano, también discípulo de Montañés, y como él de un contenido clasicismo (Inmaculada Concepción, 1655; San Antonio de Padua, 1660-1665); y Pedro de Mena, discípulo de Cano, con un estilo sobrio pero expresivo (Magdalena penitente, 1664). Desde mediados de siglo se produce el «pleno barroco», con una fuerte influencia berniniana, con figuras como Pedro Roldán (Retablo Mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla, 1674) y Pedro Duque Cornejo (Sillería del coro de la Catedral de Córdoba, 1748). Ya en el siglo XVIII destacó la escuela levantina en Murcia y Valencia, con nombres como Ignacio Vergara o Nicolás de Bussi, y la figura principal de Francisco Salzillo, con un estilo sensible y delicado que apunta al rococó (Oración del Huerto, 1754; Prendimiento, 1763).[62]

En Alemania meridional y Austria la escultura tuvo un gran auge en el siglo XVII gracias al impulso contrarreformista, tras la anterior iconoclasia protestante. En un principio las obras más relevantes fueron encargadas a artistas holandeses, como Adriaen de Vries (Aflicción de Cristo, 1607). Como nombres alemanes cabe destacar a: Hans Krumper (Patrona Bavariae, 1615); Hans Reichle, discípulo de Giambologna (coro y grupo de La Crucifixión de la catedral de San Ulrico y Santa Afra de Augsburgo, 1605); Georg Petel (Ecce Homo, 1630); Justus Glesker (Grupo de la Crucifixión, 1648-1649); y el también arquitecto Andreas Schlüter, que recibe la influencia berniniana (Estatua ecuestre del Gran Elector Federico Guillermo I de Brandemburgo, 1689-1703). En Inglaterra se combinó la influencia italiana, presente especialmente en el dinámico dramatismo de los monumentos funerarios, y la francesa, cuyo clasicismo es más apropiado para las estatuas y los retratos. El escultor inglés más importante de la época fue Nicholas Stone, formado en Holanda, autor de monumentos funerarios como el de Lady Elisabeth Carey (1617-1618) o el de sir William Curle (1617).[63]

En los Países Bajos la escultura barroca se limitó a un único nombre de fama internacional, el también arquitecto Hendrik de Keyser, formado en el manierismo italiano (Monumento funerario de Guillermo I, 1614-1622). En Flandes en cambio sí surgieron numerosos escultores, muchos de los cuales se instalaron en el país vecino, como Artus Quellinus, autor de la decoración escultórica del Ayuntamiento de Ámsterdam. Otros escultores flamencos fueron: Lukas Fayd'herbe (Tumba del arzobispo André Cruesen, 1666); Rombout Verhulst (Tumba de Johan Polyander van Kerchoven, 1663); y Hendrik Frans Verbruggen (Púlpito de la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas, 1695-1699).[64]

En América destacó la obra escultórica desarrollada en Lima, con autores como el catalán Pedro de Noguera, inicialmente de estilo manierista, que evolucionó hacia el Barroco en obras como la sillería de la catedral de Lima; el vallisoletano Gomes Hernández Galván, autor de las Tablas de la Catedral; Juan Bautista Vásquez, autor de una escultura de la Virgen conocida como La Rectora, actualmente en el Instituto Riva-Agüero; y Diego Rodrigues, autor de la imagen de la Virgen de Copacabana en el Santuario homónimo del Distrito del Rímac de Lima. En México destacó el zamorano Jerónimo de Balbás, autor del Retablo de los Reyes de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En Ecuador destacó la escuela quiteña, representada por Bernardo de Legarda y Manuel Chili (apodado Caspicara).[53]​ En Brasil destacó nuevamente la figura del Aleijadinho, que se encargó de la decoración escultórica de sus proyectos arquitectónicos, como la iglesia de São Francisco de Assis en Ouro Preto, donde realizó las esculturas de la fachada, el púlpito y el altar; o el Santuario del Buen Jesús de Congonhas, donde destacan las figuras de los doce profetas.[65]

Pintura

La pintura barroca tuvo un marcado acento diferenciador geográfico, ya que su desarrollo se produjo por países, en diversas escuelas nacionales cada una con un sello distintivo. Sin embargo, se percibe una influencia común proveniente nuevamente de Italia, donde surgieron dos tendencias contrapuestas: el naturalismo (también llamado caravagismo), basado en la imitación de la realidad natural, con cierto gusto por el claroscuro —el llamado tenebrismo—; y el clasicismo, que es igual de realista pero con un concepto de la realidad más intelectual e idealizado. Posteriormente, en el llamado «pleno barroco» (segunda mitad del siglo XVII), la pintura evolucionó a un estilo más decorativo, con predominio de la pintura mural y cierta predilección por los efectos ópticos (trompe-l'oeil) y las escenografías lujosas y exuberantes.[66]

Italia

Como hemos visto, en un primer lugar surgieron dos tendencias contrapuestas, naturalismo y clasicismo. La primera tuvo su máximo exponente en Caravaggio, un artista original y de vida azarosa que, pese a su prematura muerte, dejó numerosas obras maestras en las que se sintetizan la descripción minuciosa de la realidad y el tratamiento casi vulgar de los personajes con una visión no exenta de reflexión intelectual. Igualmente fue introductor del tenebrismo, donde los personajes destacan sobre un fondo oscuro, con una iluminación artificial y dirigida, de efecto teatral, que hace resaltar los objetos y los gestos y actitudes de los personajes. Entre las obras de Caravaggio destacan: Crucifixión de San Pedro (1601), La vocación de San Mateo (1602), Entierro de Cristo (1604), etc. Otros artistas naturalistas fueron: Bartolomeo Manfredi, Carlo Saraceni, Giovanni Battista Caracciolo y Orazio y Artemisia Gentileschi. También cabe mencionar, en relación con este estilo, un género de pinturas conocido como «bambochadas» (por el pintor neerlandés establecido en Roma Pieter van Laer, apodado il Bamboccio), que se centra en la representación de personajes vulgares como mendigos, gitanos, borrachos o vagabundos.[67]

La segunda tendencia fue el clasicismo, que surgió en Bolonia, en torno a la denominada escuela boloñesa, iniciada por los hermanos Annibale y Agostino Carracci. Esta tendencia suponía una reacción contra el manierismo, buscando una representación idealizada de la naturaleza, representándola no como es, sino como debería ser. Perseguía como único objetivo la belleza ideal, para lo que se inspiraron en al arte clásico grecorromano y el arte renacentista. Este ideal encontró un tema idóneo de representación en el paisaje, así como en temas históricos y mitológicos. Los hermanos Carracci trabajaron juntos en un principio (frescos del Palazzo Fava de Bolonia), hasta que Annibale fue llamado a Roma para decorar la bóveda del Palazzo Farnese (1597-1604), que por su calidad ha sido comparada con la Capilla Sixtina. Otros miembros de la escuela fueron: Guido Reni (Hipómenes y Atalanta, 1625), Domenichino (La caza de Diana, 1617), Francesco Albani (Los Cuatro Elementos, 1627), Guercino (La Aurora, 1621-1623) y Giovanni Lanfranco (Asunción de la Virgen, 1625-1627).[68]

Por último, en el «pleno barroco» culminó el proceso iniciado en la arquitectura y la escultura, tendentes a la monumentalidad y el decorativismo, a la figuración recargada y ampulosa, con gusto por el horror vacui y los efectos ilusionistas. Uno de sus grandes maestros fue el también arquitecto Pietro da Cortona, influido por la pintura veneciana y flamenca, autor de la decoración de los palacios Barberini y Pamphili en Roma y Pitti en Florencia. Otros artistas fueron: il Baciccia, autor de los frescos de la iglesia del Gesù (1672-1683); Andrea Pozzo, que decoró la bóveda de la iglesia de San Ignacio de Roma (1691-1694); y el napolitano Luca Giordano, artífice de la decoración del Palazzo Medici-Riccardi de Florencia (1690), y que también trabajó en España, donde es conocido como Lucas Jordán.[69]

Francia

 
Magdalena penitente (c. 1640), de Georges de La Tour, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Se trata de una vanitas, donde la vela que arde simboliza el paso del tiempo y cómo la vida se va consumiendo lenta pero inexorablemente.

En Francia también se dieron las dos corrientes surgidas en Italia, el naturalismo y el clasicismo, aunque el primero no tuvo excesivo predicamento, debido al gusto clasicista del arte francés desde el Renacimiento, y se dio principalmente en provincias y en círculos burgueses y eclesiásticos, mientras que el segundo fue adoptado como «arte oficial» por la monarquía y la aristocracia, que le dieron unas señas de identidad propias con la acuñación del término clasicismo francés. El principal pintor naturalista fue Georges de La Tour, en cuya obra se distinguen dos fases, una centrada en la representación de tipos populares y escenas jocosas, y otra donde predomina la temática religiosa, con un radical tenebrismo donde las figuras se vislumbran con tenues luces de velas o lámparas de bujía: Magdalena penitente (1638-1643), San Sebastián cuidado por Santa Irene (1640). También se engloban en esta corriente los hermanos Le Nain (Antoine, Louis y Mathieu), centrados en la temática campesina pero alejados del tenebrismo, y con cierta influencia bambochante.[70]

La pintura clasicista se centra en dos grandes pintores que desarrollaron la mayor parte de su carrera en Roma: Nicolas Poussin y Claude Lorrain. El primero recibió la influencia de la pintura rafaelesca y de la escuela boloñesa, y creó un tipo de representación de escenas —de temática generalmente mitológica— donde evoca el esplendoroso pasado de la antigüedad grecorromana como un paraíso idealizado de perfección, una edad dorada de la humanidad, en obras como: El triunfo de Flora (1629) y Los pastores de la Arcadia (1640). Por su parte, Lorrain reflejó en su obra un nuevo concepto en la elaboración del paisaje basándose en referentes clásicos —el denominado «paisaje ideal»—, que evidencia una concepción ideal de la naturaleza y del hombre. En sus obras destaca la utilización de la luz, a la que otorga una importancia primordial a la hora de concebir el cuadro: Paisaje con el embarque en Ostia de Santa Paula Romana (1639), Puerto con el embarque de la Reina de Saba (1648).[71]

En el pleno barroco la pintura se enmarcó más en el círculo áulico, donde se encaminó principalmente hacia el retrato, con artistas como Philippe de Champaigne (Retrato del cardenal Richelieu, 1635-1640), Hyacinthe Rigaud (Retrato de Luis XIV, 1701) y Nicolas de Largillière (Retrato de Voltaire joven, 1718). Otra vertiente fue la de la pintura académica, que buscaba sentar las bases del oficio pictórico sobre la base de unos ideales clasicistas que, a la larga, acabaron constriñéndolo en unas rígidas fórmulas repetitivas. Algunos de sus representantes fueron: Simon Vouet (Presentación de Jesús en el templo, 1641), Charles Le Brun (Entrada de Alejandro Magno en Babilonia, 1664), Pierre Mignard (Perseo y Andrómeda, 1679), Antoine Coypel (Luis XIV descansando después de la Paz de Nimega, 1681) y Charles de la Fosse (Rapto de Proserpina, 1673).[72]

España

 
Venus del espejo (1647-1651), de Diego Velázquez, National Gallery, Londres. Es uno de los escasos ejemplos de desnudo realizados en la predominantemente religiosa pintura española de la época.

En España, pese a la decadencia económica y política, la pintura alcanzó cotas de gran calidad, por lo que se suele hablar, en paralelo a la literatura, de un «Siglo de Oro» de la pintura española. La mayor parte de la producción fue de temática religiosa, practicándose en menor medida la pintura de género, el retrato y el bodegón —especialmente vanitas—. Se percibe la influencia italiana y flamenca, que llega sobre todo a través de estampas: la primera se produce en la primera mitad del siglo XVII, con predominio del naturalismo tenebrista; y la segunda en el siguiente medio siglo y principios del XVIII, de procedencia rubeniana.[73]

En la primera mitad de siglo destacan tres escuelas: la castellana (Madrid y Toledo), la andaluza (Sevilla) y la valenciana. La primera tiene un fuerte sello cortesano, por ser la sede de la monarquía hispánica, y denota todavía una fuerte influencia escurialense, perceptible en el estilo realista y austero del arte producido en esa época. Algunos de sus representantes son: Bartolomé y Vicente Carducho, Eugenio Cajés, Juan van der Hamen y Juan Bautista Maíno, en Madrid; Luis Tristán, Juan Sánchez Cotán y Pedro Orrente, en Toledo. En Valencia destacó Francisco Ribalta, con un estilo realista y colorista, de temática contrarreformista (San Bruno, 1625). También se suele incluir en esta escuela, aunque trabajó principalmente en Italia, a José de Ribera, de estilo tenebrista pero con un colorido de influencia veneciana (Sileno borracho, 1626; El martirio de San Felipe, 1639). En Sevilla, tras una primera generación que aún denota la influencia renacentista (Francisco Pacheco, Juan de Roelas, Francisco de Herrera el Viejo), surgieron tres grandes maestros que elevaron la pintura española de la época a cotas de gran altura: Francisco de Zurbarán, Alonso Cano y Diego Velázquez. Zurbarán se dedicó principalmente a la temática religiosa —sobre todo en ambientes monásticos—, aunque también practicó el retrato y el bodegón, con un estilo simple pero efectista, de gran atención al detalle: San Hugo en el refectorio de los Cartujos (1630), Fray Gonzalo de Illescas (1639), Santa Casilda (1640). Alonso Cano, también arquitecto y escultor, evolucionó de un acentuado tenebrismo a un cierto clasicismo de inspiración veneciana: Cristo muerto en brazos de un ángel (1650), Presentación de la Virgen en el Templo (1656).[74]

Diego Velázquez fue sin duda el artista de mayor genio de la época en España, y de los de más renombre a nivel internacional. Se formó en Sevilla, en el taller del que sería su suegro, Francisco Pacheco, y sus primeras obras de enmarcan en el estilo naturalista de moda en la época. En 1623 se estableció en Madrid, donde se convirtió en pintor de cámara de Felipe IV, y su estilo fue evolucionando gracias al contacto con Rubens (al que conoció en 1628) y al estudio de la escuela veneciana y el clasicismo boloñés, que conoció en un viaje a Italia en 1629-1631. Entonces abandonó el tenebrismo y se aventuró en un profundo estudio de la iluminación pictórica, de los efectos de luz tanto en los objetos como en el medio ambiente, con los que alcanza cotas de gran realismo en la representación de sus escenas, que sin embargo no está exento de un aire de idealización clásica, que muestra un claro trasfondo intelectual que para el artista era una reivindicación del oficio de pintor como actividad creativa y elevada. Entre sus obras destacan: El aguador de Sevilla (1620), Los borrachos (1628-1629), La fragua de Vulcano (1630), La rendición de Breda (1635), Cristo crucificado (1639), Venus del espejo (1647-1651), Retrato de Inocencio X (1649), Las meninas (1656) y Las hilanderas (1657).[75]

En la segunda mitad de siglo los principales focos artísticos fueron Madrid y Sevilla. En la capital, el naturalismo fue sustituido por el colorido flamenco y el decorativismo del pleno barroco italiano, con artistas como: Antonio de Pereda (El sueño del caballero, 1650); Juan Ricci (Inmaculada Concepción, 1670); Francisco de Herrera el Mozo (Apoteosis de San Hermenegildo, 1654); Juan Carreño de Miranda (Fundación de la Orden Trinitaria, 1666); Juan de Arellano (Florero, 1660); José Antolínez (El tránsito de la Magdalena, 1670); Claudio Coello (Carlos II adorando la Sagrada Forma, 1685); y Antonio Palomino (decoración del Sagrario de la Cartuja de Granada, 1712). En Sevilla destacó la obra de Bartolomé Esteban Murillo, centrado en la representación sobre todo de Inmaculadas y Niños Jesús —aunque también realizó retratos, paisajes y escenas de género—, con un tono delicado y sentimentalista, pero de gran maestría técnica y virtuosismo cromático: Adoración de los pastores (1650); Inmaculada Concepción (1678). Junto a él destacó Juan de Valdés Leal, antítesis de la belleza murillesca, con su predilección por las vanitas y un estilo dinámico y violento, que desprecia el dibujo y se centra en el color, en la materia pictórica: lienzos de las Postrimerías del Hospital de la Caridad de Sevilla (1672).[76]

Flandes y Holanda

La separación política y religiosa de dos zonas que hasta el siglo anterior habían tenido una cultura prácticamente idéntica pone de manifiesto las tensiones sociales que se vivieron en el siglo XVII: Flandes, que seguía bajo el dominio español, era católica y aristocrática, con predominio en el arte de la temática religiosa, mientras que los recién independizados Países Bajos fueron protestantes y burgueses, con un arte laico y más realista, con gusto por el retrato, el paisaje y el bodegón.[77]

En Flandes la figura capital fue Peter Paul Rubens, formado en Italia, donde recibió la influencia de Miguel Ángel y de las escuelas veneciana y boloñesa. En su taller de Amberes empleó a gran cantidad de colaboradores y discípulos, por lo que su producción pictórica destaca tanto por su cantidad como por su calidad, con un estilo dinámico, vital y colorista, donde destaca la rotundidad anatómica, con varones musculosos y mujeres sensuales y carnosas: El desembarco de María de Médicis en el puerto de Marsella (1622-1625), Minerva protege a Pax de Marte (1629), Las tres Gracias (1636-1639), Rapto de las hijas de Leucipo (1636), Juicio de Paris (1639), etc. Discípulos suyos fueron: Anton van Dyck, gran retratista, de estilo refinado y elegante (Sir Endymion Porter y Anton van Dyck, 1635); Jacob Jordaens, especializado en escenas de género, con gusto por los temas populares (El rey bebe, 1659); y Frans Snyders, centrado en el bodegón (Bodegón con aves y caza, 1614).[78]

En Holanda destacó especialmente Rembrandt, artista original de fuerte sello personal, con un estilo cercano al tenebrismo pero más difuminado, sin los marcados contrastes entre luz y sombra propios de los caravaggistas, sino una penumbra más sutil y difusa. Cultivó todo tipo de géneros, desde el religioso y mitológico hasta el paisaje y el bodegón, así como el retrato, donde destacan sus autorretratos, que practicó a lo largo de toda su vida. Entre sus obras destacan: Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp (1632), La ronda de noche (1642), El buey desollado (1655), y Los síndicos de los pañeros (1662). Otro nombre relevante es Frans Hals, magnífico retratista, con una pincelada libre y enérgica que antecede al impresionismo (Banquete de los arcabuceros de San Jorge de Haarlem, 1627). El tercer nombre de gran relevancia es Jan Vermeer, especializado en paisajes y escenas de género, a los que otorgó un gran sentido poético, casi melancólico, donde destaca especialmente el uso de la luz y los colores claros, con una técnica casi puntillista: Vista de Delft (1650), La lechera (1660), La carta (1662). El resto de artistas holandeses se especializaron por lo general en géneros: de interior y temas populares y domésticos (Pieter de Hooch, Jan Steen, Gabriel Metsu, Gerard Dou, Escuela caravaggista de Utrecht); paisaje (Jan van Goyen, Jacob van Ruysdael, Meindert Hobbema, Aelbert Cuyp); y bodegón (Willem Heda, Pieter Claesz, Jan Davidsz de Heem).[79]

Otros países

 
Merienda con huevos fritos, de Georg Flegel, Galería Municipal de Aschaffenburg.

En Alemania hubo escasa producción pictórica, debido a la Guerra de los Treinta Años, por lo que muchos artistas alemanes tuvieron que trabajar en el extranjero, como es el caso de Adam Elsheimer, un notable paisajista adscrito al naturalismo que trabajó en Roma (La huida a Egipto, 1609). También en Roma se afincó Joachim von Sandrart, pintor y escritor que recopiló diversas biografías de artistas de la época (Teutschen Academie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Künsten, 1675). Igualmente, Johann Liss estuvo peregrinando entre Francia, Países Bajos e Italia, por lo que su obra es muy variada tanto estilísticamente como de géneros (La inspiración de San Jerónimo, 1627). Johann Heinrich Schönfeld pasó buena parte de su carrera en Nápoles, elaborando una obra de estilo clasicista e influencia poussiniana (Desfile triunfal de David, 1640-1642). En la propia Alemania, se desarrolló notablemente el bodegón, con artistas como Georg Flegel, Johann Georg Hainz y Sebastian Stoskopff. En Austria destacó Johann Michael Rottmayr, autor de los frescos de la Iglesia colegial de Melk (1716-1722) y la Iglesia de San Carlos Borromeo de Viena (1726). En Inglaterra, la escasa tradición pictórica autóctona hizo que la mayoría de encargos —generalmente retratos— fuese confiada a artistas extranjeros, como el flamenco Anton van Dyck (Retrato de Carlos I de Inglaterra, 1638), o el alemán Peter Lely (Louise de Kéroualle, 1671).[80]

América

Las primeras influencias fueron del tenebrismo sevillano, principalmente de Zurbarán —algunas de cuyas obras aún se conservan en México y Perú—, como se puede apreciar en la obra de los mexicanos José Juárez y Sebastián López de Arteaga, y del boliviano Melchor Pérez de Holguín. La Escuela cuzqueña de pintura surgió a raíz de la llegada del pintor italiano Bernardo Bitti en 1583, que introdujo el manierismo en América. Destacó la obra de Luis de Riaño, discípulo del italiano Angelino Medoro, autor de los murales del templo de Andahuaylillas. También destacaron los pintores indios Diego Quispe Tito y Basilio Santa Cruz Puma Callao, así como Marcos Zapata, autor de los cincuenta lienzos de gran tamaño que cubren los arcos altos de la Catedral de Cuzco. En Ecuador se formó la escuela quiteña, representada principalmente por Miguel de Santiago y Nicolás Javier de Goríbar.[53]

En el siglo XVIII los retablos escultóricos empezaron a ser sustituidos por cuadros, desarrollándose notablemente la pintura barroca en América. Igualmente, creció la demanda de obras de tipo civil, principalmente retratos de las clases aristocráticas y de la jerarquía eclesiástica. La principal influencia fue la murillesca, y en algún caso —como en Cristóbal de Villalpando— la de Valdés Leal. La pintura de esta época tiene un tono más sentimental, con formas más dulces y blandas. Destacan Gregorio Vázquez de Arce en Colombia, y Juan Rodríguez Juárez y Miguel Cabrera en México.[81]

Artes gráficas y decorativas

 
Cristo curando a un enfermo (1648-1650), aguafuerte de Rembrandt. Rijksmuseum, Ámsterdam.

Las artes gráficas tuvieron una gran difusión durante el Barroco, continuando el auge que este sector tuvo durante el Renacimiento. La rápida profusión de grabados a todo lo largo de Europa propició la expansión de los estilos artísticos originados en los centros de mayor innovación y producción de la época, Italia, Francia, Flandes y Países Bajos —decisivos, por ejemplo, en la evolución de la pintura española—. Las técnicas más empleadas fueron el aguafuerte y el grabado a punta seca. Estos procedimientos permiten a un artista confeccionar un diseño sobre una placa de cobre en sucesivas etapas, pudiendo ser retocado y perfeccionado sobre la marcha. Los diversos grados de desgastamiento de las placas permitían realizar unas 200 impresiones al aguafuerte —aunque siendo solo las 50 primeras de una calidad excelente—, y unas 10 a la punta seca.[82]

En el siglo XVII los principales centros de producción de grabados estaban en Roma, París y Amberes. En Italia fue practicado por Guido Reni, con un dibujo claro y firme de corte clasicista; y Claude Lorrain, autor de aguafuertes de gran calidad, especialmente en los sombreados y la utilización de líneas entrelazadas para sugerir distintos tonos, por lo general en paisajes. En Francia destacaron: Abraham Bosse, autor de unos 1500 grabados, generalmente escenas de género; Jacques Bellange, autor de representaciones religiosas, influido por Parmigianino; y Jacques Callot, formado en Florencia y especializado en figuras de mendigos y seres deformes, así como escenas de la novela picaresca y la commedia dell'arte —su serie de Grandes miserias de la guerra influyó en Goya—.[83]​ En Flandes, Rubens fundó una escuela de burilistas para divulgar más eficazmente su obra, entre los que destacó Lucas Vorsterman I; también Anton van Dyck cultivó el aguafuerte. En España el grabado fue practicado principalmente por José de Ribera, Francisco Ribalta y Francisco Herrera el Viejo.[84]​ Uno de los artistas que más empleó la técnica del grabado fue Rembrandt, que alcanzó cotas de gran maestría no solo en el dibujo sino también en la creación de contrastes entre luces y sombras. Sus grabados fueron muy cotizados, como se puede comprobar con su aguafuerte Cristo curando a un enfermo (1648-1650), que se vendió por cien florines, una cifra récord en la época.[82]

 
La batalla de Zama (1688–1690), tapiz gobelino diseñado por Giulio Romano, Museo del Louvre, París.

Las artes decorativas y aplicadas también tuvieron una gran expansión en el siglo XVII, debido principalmente al carácter decorativo y ornamental del arte barroco, y al concepto de «obra de arte total» que se aplicaba a las grandes realizaciones arquitectónicas, donde la decoración de interiores tenía un papel protagonista, como medio de plasmar la magnificencia de la monarquía o el esplendor de la Iglesia contrarreformista. En Francia, el lujoso proyecto del palacio de Versalles conllevó la creación de la Manufacture Royale des Gobelins —dirigida por el pintor del rey, Charles Le Brun—, donde se manufacturaban todo tipo de objetos de decoración, principalmente mobiliario, tapicería y orfebrería. La confección de tapices tuvo un significativo incremento en su producción, y se encaminó a la imitación de la pintura, con la colaboración en numerosos casos de pintores de renombre que elaboraban cartones para tapices, como Simon Vouet, el propio Le Brun o Rubens en Flandes —país que también fue un gran centro productor de tapicería, que exportaba a todo el continente, como los magníficos tapices de Triunfos del Santo Sacramento, confeccionados para las Descalzas Reales de Madrid—.[85]

La orfebrería también alcanzó niveles de elevada producción, especialmente en plata y piedras preciosas. En Italia surgió una nueva técnica para revestir telas y objetos como altares o tableros de mesa con piedras semipreciosas como el ónice, la ágata, la cornalina o el lapislázuli. En Francia, como el resto de manufacturas fue objeto de protección real, y fue tal la profusión de objetos de plata que en 1672 se promulgó una ley que limitaba la producción de objetos de este metal. La cerámica y el vidrio continuaron generalmente con las mismas técnicas de elaboración que en el período renacentista, destacando la cerámica blanca y azul de Delft (Holanda) y el vidrio pulido y tallado de Bohemia.[86]​ El vidriero de Murano Nicola Mazzolà fue artífice de un tipo de vidrio que imitaba la porcelana china. También continuó la elaboración de vidrieras para iglesias, como las de la iglesia parisina de Saint-Eustache (1631), diseñadas por Philippe de Champaigne.[87]

Uno de los sectores que cobró más relevancia fue la ebanistería, caracterizada por las superficies onduladas (cóncavas y convexas), con volutas y diversos motivos como cartelas y conchas. En Italia destacaron: el armario toscano de dos cuerpos, con balaustradas de bronce y decoración de taracea de piedras duras; el escritorio ligur de dos cuerpos, con figuras talladas y superpuestas (bambochos); y el sillón entallado veneciano (tronetto), de exuberante decoración. En España surgió el bargueño, cofre rectangular con asas, con numerosos cajones y compartimentos. El mobiliario español continuó con la decoración de estilo mudéjar, mientras que el Barroco se denotaba en las formas curvas y el uso de columnas salomónicas en las camas. Aun así, predominó la austeridad de signo contrarreformista, como se denota en el sillón llamado frailero (o misional en Hispanoamérica). La edad de oro de la ebanistería se produjo en la Francia de los Luises, donde se alcanzaron altos niveles de calidad y refinamiento, sobre todo gracias a la obra de André-Charles Boulle, creador de una nueva técnica de aplicación de metales (cobre, estaño) sobre materiales orgánicos (carey, madreperla, marfil) o viceversa. Entre las obras de Boulle destacan las dos cómodas del Trianón, en Versalles, y el reloj de péndulo con el Carro de Apolo en Fontainebleau.[88]

Literatura

 
Página inicial de Soledades (l. I, pág. 193) en el Manuscrito Chacón, de Luis de Góngora.

La literatura barroca, como el resto de las artes, se desarrolló bajo preceptos políticos absolutistas y religiosos contrarreformistas, y se caracterizó principalmente por el escepticismo y el pesimismo, con una visión de la vida planteada como lucha, sueño o mentira, donde todo es fugaz y perecedero, y donde la actitud frente a la vida es la duda o el desengaño, y la prudencia como norma de conducta.[89]​ Su estilo era suntuoso y recargado, con un lenguaje muy adjetivado, alegórico y metafórico, y un empleo frecuente de figuras retóricas. Los principales géneros que se cultivaron fueron la novela utópica y la poesía bucólica, que junto al teatro —que por su importancia se trata en otro apartado—, fueron los principales vehículos de expresión de la literatura barroca. Como ocurrió igualmente con el resto de las artes, la literatura barroca no fue homogénea en todo el continente, sino que se formaron diversas escuelas nacionales, cada una con sus peculiaridades, hecho que fomentó el auge de las lenguas vernáculas y el progresivo abandono del latín.[90]

En la situación de crisis del barroco cada autor decidió enfrentarse a esta etapa de forma diferente:

  • El escapismo: como el propio nombre indica, el fin al que los autores pretendían llegar es el de poder alejarse y olvidar los problemas socioeconómicos de la época a través de fantasías, glorias, diferentes realidades o presentando una utopía de un mundo idealizado donde todos los problemas que puedan surgir son solucionados fácilmente y donde abarca el orden.
  • La sátira: otros escritores como Quevedo o Góngora dejaron marca al utilizar la sátira como una forma de reírse del mundo y la situación en la que les había tocado vivir a través de las llamadas novelas picarescas.
  • El estoicismo: es una crítica a la vanidad del mundo, la transitoriedad de la belleza, la fama y la vida. Calderón de la Barca es el autor más destacado de este estilo por su obra Autos Sacramentales.
  • La moralidad: intento de erradicar los defectos y vicios, proponiendo modelos de conducta más apropiados según las ideologías políticas y religiosas de su tiempo.

En Italia, la literatura se forjó sobre los cimientos de la dicotomía realismo-idealismo renacentista, así como el predominio nuevamente de la religión sobre el humanismo. Su principal sello lingüístico fue el uso y abuso de la metáfora, que lo impregna todo, con un gusto estético un tanto retorcido, con preferencia por lo deforme sobre lo bello.[91]​ La principal corriente fue el marinismo —por Giambattista Marino—, un estilo ampuloso y exagerado que pretende sorprender por el virtuosismo del lenguaje, sin prestar especial atención al contenido. Para Marino, «el fin del poeta es el asombro»: su principal obra, Adonis (1623), destaca por su musicalidad y por la abundancia de imágenes, con un estilo elocuente y, pese a todo, sencillo de leer. Otros poetas marinistas fueron: Giovanni Francesco Busenello, Emanuele Tesauro, Cesare Rinaldi, Giulio Strozzi, etc.[92]

En Francia surgió el preciosismo, una corriente similar al marinismo que otorga especial relevancia a la riqueza del lenguaje, con un estilo elegante y amanerado. Estuvo representado por Isaac de Benserade y Vincent Voiture en poesía, y Honoré d'Urfé y Madeleine de Scudéry en prosa. Más adelante surgió el clasicismo, que propugnaba un estilo simple y austero, sujeto a cánones clásicos —como las tres unidades aristotélicas—, con una rígida reglamentación métrica. Su iniciador fue François de Malherbe, cuya poesía racional y excesivamente rígida le restaba cualquier atisbo de emocionalidad, al que siguieron: Jean de La Fontaine, un impecable fabulista, de intención didáctica y moralizadora; y Nicolas Boileau-Despréaux, poeta elegante pero falto de creatividad, por su insistencia en someter la imaginación al imperio de la norma y la reglamentación. Otros géneros cultivados fueron: el burlesco (Paul Scarron), la elocuencia (Jacques-Bénigne Bossuet), la novela psicológica (Madame de La Fayette), la novela didáctica (François Fénelon), la prosa satírica (Jean de La Bruyère, François de la Rochefoucauld), la literatura epistolar (Jean-Louis Guez de Balzac, la Marquesa de Sévigné), la religiosa (Blaise Pascal), la novela fantástica (Cyrano de Bergerac) y el cuento de hadas (Charles Perrault).[93]

En Inglaterra surgió el eufuismo —por Eufues o la Anatomía del Ingenio, de John Lyly (1575)—, una corriente similar al marinismo o el preciosismo, que presta más atención a los efectos lingüísticos (antítesis, paralelismos) que al contenido, y que mezcla elementos de la cultura popular con la mitología clásica. Este estilo fue practicado por Robert Greene, Thomas Lodge y Barnabe Rich. Posteriormente surgió una serie de poetas llamados «metafísicos», cuyo principal representante fue John Donne, que renovó la lírica con un estilo directo y coloquial, alejado de fantasías y virtuosismos lingüísticos, con gran realismo y trasfondo conceptual (Sonetos sagrados, 1618). Otros poetas metafísicos fueron: George Herbert, Richard Crashaw, Andrew Marvell y Henry Vaughan. Figura aparte y de mayor relevancia es John Milton, autor de El paraíso perdido (1667), de influjo puritano, con un estilo sensible y delicado, y que gira en torno a la religión y el destino del hombre, al que otorga un espíritu de rebeldía que sería recogido por los románticos. El último gran poeta de la época es John Dryden, poeta y dramaturgo de tono satírico. En prosa destacó la época de la Restauración, con un estilo racional, moral y didáctico, con influencia del clasicismo francés, representado por diversos géneros: literatura religiosa (John Bunyan, George Fox); narrativa (Henry Neville); y memorias y diarios (Samuel Pepys).[94]

En Alemania, la literatura estuvo influida por la Pléiade francesa, el gongorismo español y el marinismo italiano, aunque tuvo un desarrollo diferenciado por la presencia del protestantismo y el mayor peso social de la burguesía, que se denota en géneros como el Schuldrama («teatro escolar») y el Gemeindelied («canto parroquial»). Pese al desmembramiento del territorio alemán en numerosos estados, surgió una conciencia nacional de la lengua común, que fue protegida a través de las Sprachgesellschaften («sociedades de la lengua»).[95]​ En el terreno de la lírica destacaron las denominadas Primera escuela de Silesia, representada por Martin Opitz, Paul Fleming, Angelus Silesius y Andreas Gryphius, y Segunda escuela de Silesia, donde destacan Daniel Casper von Lohenstein y Christian Hofmann von Hofmannswaldau. En la narrativa destaca igualmente Lohenstein, autor de la primera novela alemana plenamente barroca (La maravillosa historia del gran príncipe cristiano alemán Hércules), y Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen, autor de El aventurero Simplicíssimus (1669), una novela costumbrista similar al género picaresco español.[96]

En Portugal, la anexión a la corona española originó un período de cierta decadencia, viéndose la literatura portuguesa sometida al influjo de la española. Numerosos poetas siguieron el estilo épico de Camões, el gran poeta renacentista autor de Os Lusíadas, al que imitaron autores como Vasco Mouzinho de Quebedo (Alfonso Africano, 1616), Francisco Sá de Meneses (Malaca conquistada, 1634), Gabriel Pereira de Castro (Lisboa edificada, 1686), y Braz Garcia de Mascarenhas (Viriato trágico, 1699). En la primera mitad de siglo destacaron el novelista y poeta Francisco Rodrigues Lobo, autor de novelas pastoriles que alternan el verso y la prosa (El pastor peregrino, 1608); y Francisco Manuel de Melo, autor de poemas gongorinos, diálogos y tratados históricos (Obras métricas, 1665). También destacó la prosa religiosa, cultivada por Bernardo de Brito, João de Lucena, António Vieira y Manuel Bernardes.[97]

En Holanda, la independencia de España supuso una revitalización de la literatura, donde el siglo XVII suele ser descrito como una «Edad de oro» de las letras neerlandesas. Sin embargo, estilísticamente la literatura holandesa de la época no encaja del todo en los cánones del Barroco, debido principalmente a las peculiaridades sociales y religiosas de este país, como se ha visto en el resto de las artes. En Ámsterdam surgió el denominado Muiderkring («Círculo de Muiden»), un grupo de poetas y dramaturgos liderado por Pieter Corneliszoon Hooft, escritor de poesía pastoral y de tratados de historia, que sentaron las bases de la gramática holandesa. A este círculo perteneció también Constantijn Huygens, conocido por sus epigramas espirituales. La cumbre de la poesía lírica de la Edad de oro holandesa fue Joost van den Vondel, que influido por Ronsard destacó por el verso sonoro y rítmico, relatando con un estilo algo satírico los principales acontecimientos de su época (Los misterios del altar, 1645). En Middelburg destacó Jacob Cats, autor de poemas didácticos y morales. En prosa cabe citar a Johan van Heemskerk, autor de Arcadia Bátava (1637), el primer romance escrito en neerlandés, género que fue rápidamente imitado, como en el Mirandor (1675) de Nikolaes Heinsius el Joven.[98]

España

En España, donde el siglo XVII sería denominado el «Siglo de oro», la literatura estuvo más que en ningún otro sitio al servicio del poder, tanto político como religioso. La mayoría de obras van encaminadas a la exaltación del monarca como elegido por Dios, y de la Iglesia como redentora de la humanidad, al mismo tiempo que se procura una evasión de la realidad para diluir la penosa situación económica de la mayoría de la población. Sin embargo, pese a estas limitaciones, la creatividad de los escritores de la época y la riqueza del lenguaje desarrollado produjeron un elevado nivel de calidad, que convierten a la literatura española de la época en el paradigma de la literatura barroca y en una de las más altas cimas de la historia de la literatura. La descripción de la realidad se basa en dos ejes vertebradores: la transitoriedad de los fenómenos terrenales, donde todo es vanidad (vanitas vanitatum); y el omnipresente recuerdo de la muerte (memento mori), que hace apreciar con más intensidad la vida (carpe diem).[99]

La base conceptual de la literatura barroca española proviene de la cultura grecolatina, aunque adaptada, como se ha descrito, a la apología político-religiosa. Así, la estética literaria se vertebra alrededor de tres tópicos de origen clásico: la contraposición entre juicio e ingenio, que si bien en el humanismo renacentista estaban equilibrados, en el Barroco será el segundo el que asumirá mayor relevancia; el tópico horaciano delectare et prodesse («deleitar y aprovechar»), por el que se produce una simbiosis entre los recursos estilísticos y el proselitismo a favor del poder establecido, y por el que en última instancia se llega a la fórmula ars gratia artis («el arte por el arte»), en que la literatura se abandona al placer de la simple belleza; y el también tópico horaciano ut pictura poesis («la poesía como la pintura»), máxima por la cual el arte debe imitar la naturaleza para conseguir la perfección —como expresó Baltasar Gracián: «lo que es para los ojos la hermosura, y para los oídos la consonancia, eso es para el entendimiento el concepto»—.[100]

En la lírica se dieron dos corrientes: el culteranismo (o cultismo), liderado por Luis de Góngora (por lo que también se le llama «gongorismo»), donde destacaba la belleza formal, con un estilo suntuoso, metafórico, con abundancia de paráfrasis y una gran proliferación de latinismos y juegos gramaticales; y el conceptismo, representado por Francisco de Quevedo y donde predominaba el ingenio, la agudeza, la paradoja, con un lenguaje conciso pero polisémico, con múltiples significados en pocas palabras.[101]​ Góngora fue uno de los mejores poetas de principios del siglo XVII, actividad que cultivaba en sus ratos libres como sacerdote. Su obra está influida por Garcilaso, aunque sin el sentido armónico y equilibrado que mostró este en toda su producción. El estilo de Góngora es más ornamental, musical, colorista, con abundancia de hipérbatos y metáforas, por lo que resulta difícil de leer y se dirige especialmente a minorías cultas. En cuanto a temática, predomina la amorosa, la satírica-burlesca y la religioso-moral. Empleó métricas como las silvas y las octavas reales, pero también formas más populares como sonetos, romances y redondillas. Sus principales obras son la Fábula de Polifemo y Galatea (1613) y Soledades (1613). Otros poetas culteranistas fueron: Juan de Tassis, conde de Villamediana, Gabriel Bocángel, Pedro Soto de Rojas, Anastasio Pantaleón de Ribera, Salvador Jacinto Polo de Medina, Francisco de Trillo y Figueroa, Miguel Colodrero de Villalobos y fray Hortensio Félix Paravicino.[102]

Por su parte, Quevedo osciló en su vida personal entre importantes cargos políticos o la cárcel y el destierro, según su relación temperamental con las autoridades. En su obra se vislumbra un sentimiento desgarrado por la realidad cotidiana de su país, donde predomina el desengaño, la presencia del dolor y la muerte. Esta visión se desarrolla en dos líneas contrapuestas: o bien la cruda descripción de la realidad, o bien burlándose de ella y caricaturizándola. Sus poemas fueron publicados tras su muerte en dos volúmenes: Parnaso español (1648) y Las tres Musas (1670). Otros poetas conceptistas fueron: Alonso de Ledesma, Miguel Toledano, Pedro de Quirós y Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas.[103]​ Aparte de estas dos corrientes merece destacarse la figura de Lope de Vega, un gran dramaturgo que también cultivó la poesía y la novela, tanto de inspiración religiosa como profana, a menudo con un trasfondo autobiográfico. Utilizó principalmente la métrica de romances y sonetos, como en Rimas sacras (1614) y Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos (1634); y también realizó poemas épicos, como La Dragontea (1598), El Isidro (1599) y La Gatomaquia (1634).[104]​ Además, destacar las Novelas a Marcia Leonarda, una colección de novelas románticas escritas en una mezcla de verso y prosa.

Entre más pequeños escritores se encuentra Alonso de Castillo Solórzano, nacido en Tordesillas (Valladolid). Fue destacado en la novela con obras como La niña de los embustes Teresa de Manzanares (1632) o Aventuras del Bachiller Trapaza (1637). Obras de la picaresca donde se mezclan novelas, poemas y entremeses, como también hizo Lope de Vega.

En cuanto a escritoras, la madrileña María de Zayas Sotomayor fue considerada una de las novelistas más importante del siglo. Una de sus obras más importantes fue Novelas amorosas y ejemplares, una colección formada por 10 historias cortesanas donde es visible una gran influencia de Miguel de Cervantes. En los últimos años ha sido tema de disputa el si esta escritora realmente existió o si simplemente era un heterónimo de Alonso Castillo Solórzano, pero numerosos análisis estilométricos han demostrado de forma muy concluyente que estas son dos personas y escritores diferentes.

La prosa más religiosa sale a relucir por Miguel de Molinos, de origen español, pero con residencia en Roma. Su obra más destacada es Guía espiritual, un compendio cuyo objetivo es ayudar a aquellos que desean alcanzar la vida espiritual y conducir sus almas a través del peregrinaje.

 
Agudeza y arte de ingenio, de Baltasar Gracián. Portada de la edición de Amberes, 1669.

La prosa estuvo dominada por la gran figura de Miguel de Cervantes, que si bien se sitúa entre el Renacimiento y el Barroco supuso una figura de transición que marcó a una nueva generación de escritores españoles. Militar en su juventud —participó en la batalla de Lepanto—, estuvo prisionero de los turcos durante cinco años; posteriormente ocupó diversos cargos burocráticos, que compaginó con la escritura, que si bien le proporcionó una inicial fama no impidió que muriese en la pobreza. Cultivó la novela, el teatro y la poesía, aunque esta última con escaso éxito.[nota 7]​ Pero indudablemente su talento estaba en la prosa, que oscila entre el realismo y el idealismo, a menudo con una fuerte intención moralizadora, como en sus Novelas ejemplares. Su gran obra, y una de las cumbres de la literatura universal, es Don Quijote (1605), la historia de un hidalgo que emprende una serie de alocadas aventuras creyéndose un gran paladín como los de las novelas de caballería, esta fue considerada “la primera novela moderna”. Si bien la primera intención de Cervantes era hacer una parodia, conforme se fue gestando la historia adquirió un fuerte sello filosófico y de introspección de la mente y el sentimiento humanos, pasando del humor a la fina ironía que, sin embargo, está exenta de resentimiento o acritud, y pone de manifiesto que la cualidad esencial del ser humano es su capacidad de soñar.[105]

Otro terreno donde se desarrolló la prosa barroca española fue la novela picaresca, continuando la tradición iniciada el siglo anterior con el Lazarillo de Tormes (1554). Estuvo representada principalmente por tres nombres: Francisco de Quevedo, autor de La vida del Buscón (1604), de aspecto amargo y crudamente realista; Mateo Alemán, que firmó el Guzmán de Alfarache (publicado en dos partes: 1599 y 1604), quizá la mejor en su género, donde el pícaro es más un filósofo que un pobre vagabundo, consiguió alcanzar un gran éxito en España y Europa y se tradujo al Italiano, francés y, más tarde, al inglés; y Vicente Espinel, que en El escudero Marcos de Obregón (1618) ofrece una visión agridulce del pícaro, que pese a sus infortunios encuentra el lado amable de la vida. Otro género fue el de la novela pastoril, cultivada principalmente por Lope de Vega, autor de La Arcadia (1598) y La Dorotea (1632), esta última un drama en prosa cuyos largos diálogos la hacen irrepresentable como drama teatral. Por último, otra vertiente de la prosa de la época fue la conceptista, que en paralelo a la poesía desarrolló un estilo de escritura intelectual y cultivado, que se servía de los recursos de la lingüística y la sintaxis para describir la realidad circundante, generalmente de forma realista y desengañada, reflejando la amargura de una época donde la mayoría sobrevivía en duras condiciones sociales. Su principal exponente fue Baltasar Gracián, autor de Agudeza y arte de ingenio (1648), un tratado que desarrolla las posibilidades de la retórica; y El Criticón (1651-1655), novela de corte filosófico cuyo argumento es una alegoría de la vida humana, que oscila entre la civilización y la naturaleza, entre la cultura y la ignorancia, entre el espíritu y la materia. Como escritor conceptista también merece nombrarse a Luis Vélez de Guevara, autor de El diablo cojuelo (1641), novela satírica cercana a la picaresca pero sin sus elementos más comunes, por lo que cabría más calificarla de costumbrista.[106]

En Latinoamérica, la literatura recibió en general los principales influjos de la metrópoli, aunque con diversas peculiaridades regionales. Destacaron especialmente el teatro y la poesía, esta última de influencia principalmente gongorina, a la que se sumaba el sello indígena y el estilo épico iniciado con La Araucana de Alonso de Ercilla: tenemos así El Bernardo (1624) de Bernardo de Balbuena; Espejo de paciencia (1608), del cubano Silvestre de Balboa; o La Cristiada (1611), de Diego de Hojeda. En México la poesía gongorina alcanzó cotas de gran calidad, con poetas como Luis de Sandoval y Zapata, Carlos de Sigüenza y Góngora, Agustín de Salazar y Torres y, principalmente, Sor Juana Inés de la Cruz, que inició un tipo de poesía didáctica y analítica que entroncaría con la Ilustración (Inundación castálida, 1689). La prosa tuvo escasa producción, debido a la prohibición desde 1531 de cualquier introducción en las colonias de «literatura de ficción», y destacó solamente en el terreno de la historiografía: Histórica relación del Reyno de Chile (1646), de Alonso de Ovalle; Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada (1688), de Lucas Fernández de Piedrahíta; Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela (1723), de José de Oviedo y Baños. En Brasil destacó Gregório de Matos Guerra, autor de sátiras y poesías religiosas y seculares con influencia de Góngora y Quevedo.[107]

Teatro

Si bien resulta complicado literariamente hablar de teatro barroco en Europa, el Barroco supuso un período de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo que se extendió desde Italia al resto de Europa en el siglo XVII. Los teatros nacionales, que se conformaron durante el siglo XVII, tienen características propias y diversas.[108]

El espacio escénico

 
El teatro The Globe en la actualidad. Los teatros isabelinos presentaban una forma circular, con el escenario en el centro, ofreciendo tres de sus lados al público. Eran muy parecidos a los corrales de comedias españoles.[109]

Durante el Barroco se definieron los límites estructurales de la sala y se introdujo la utilización de medios y aparatos mecánicos que potenciasen el componente visual del espectáculo.[110]​ Las realizaciones sobre el edificio teatral, las maquinarias y tramoyas (tramoggie) desarrolladas en Italia se llevaron al resto de países europeos (España, Francia y Austria principalmente).[111]​ El nuevo teatro dejó de ser un ambiente único para dividirse en sala y escenario, separados y comunicados a la vez por el proscenio. Descorrido el telón, el escenario se presentaba como una escena ilusoria, apoyada en el notable desarrollo de la escenografía. La aplicación de la perspectiva de la escena a la italiana, respuesta a una visión del mundo que confiaba en las leyes científicas, alcanzó una gran sofisticación, con complicadísimos juegos de planos y puntos de fuga.[112]​ La evolución de los corrales de comedias hasta las salas a la italiana propició la aparición de los edificios y salas teatrales contemporáneos.[113]

El espectáculo teatral

El teatro del Barroco fue un espectáculo global que se convirtió en un negocio de distintas variantes.[114]​ Por un lado estaba el teatro popular, que se trasladó del espacio público a locales específicamente dedicados a ello, como los corrales de comedias en España o los teatros isabelinos en Inglaterra. En Madrid, las cofradías de socorro (instituciones de asistencia social que, bajo advocación religiosa, proliferaron conforme crecía la Villa convertida en corte real) consiguieron el monopolio de la gestión comercial del teatro popular, lo que contribuyó a su desarrollo debido a la utilidad pública de la beneficencia, permitiendo superar la reticencia de predicadores, eclesiásticos e intelectuales hacia el teatro comercial profano, que consideraban «una fuente de pecado y malas costumbres».[115]​ Se trataba de un teatro narrativo; en ausencia de telón y escenografía, los cambios de localización y tiempo se introducían a través del texto y eran habituales largos soliloquios, apartes y discursos prolongados.[116][117]

El uso de artificios visuales y decoración transformó la escena con representaciones donde predominaba el espectáculo visual sobre el texto, diferenciándose de la «vulgar comedia». La «comedia de teatro» fue un género ligado al desarrollo de técnicas y artes, especialmente el edificio y la maquinaria teatral que se creaba para su representación. Arquitectos y escenógrafos de Italia llevaron los inventos sobre el edificio teatral, las maquinarias y tramoyas (tramoggie) al resto de países europeos, España, Francia y Austria principalmente.[111]

Las veladas teatrales del Barroco, fueran en los teatros de corrales o en los escenarios cortesanos, no consistían como actualmente en la representación de una sola pieza u obra; se trataba de toda una fiesta teatral, una sucesión de piezas de distintos géneros entre los que ocupaba un papel primordial la comedia. Estas sesiones seguían una estructuración fija, en la que piezas menores de distintos géneros se intercalaban entre los actos del drama principal, normalmente una comedia o un auto sacramental. Estos géneros se diferenciaban básicamente por su función dentro de la representación y por el mayor o menor peso del componente cantado, bailado o representado. La fiesta teatral barroca pervivió, con ligeras variaciones, durante los dos primeros tercios del siglo XVIII.[118]

Italia

A finales del siglo XVI una serie de artistas e intelectuales desarrollaron en Florencia una estética teatral que buscaba imitar «la grandiosidad e impacto expresivo del espectáculo griego»; partiendo de los textos de Aristóteles y Platón, la nueva estética giraba sobre los recursos expresivos de la voz en la declamación y sobre el papel de la música como soporte y acompañamiento del texto poético.[119]​ El ulterior desarrollo de sus teorías dio origen a nuevos géneros musicales como la ópera, la semiópera y la zarzuela.[120]

En Italia triunfaba la Commedia dell'Arte, teatro popular basado en la improvisación que se extendió por toda Europa y perduró hasta principios del siglo XIX.[121]​ Las compañías italianas adaptaron para su repertorio una buena cantidad de comedias españolas. Los componentes trágicos propios del teatro español, que no eran del gusto del público italiano, eran minimizados o eliminados de la obra, al tiempo que se dilataban o introducían situaciones cómicas que permitieran la aparición de los personajes y máscaras propios, como Pulcinella o el Dottore.[122]​ Su acogida fue tan buena que la antigua Vía del Teatro dei Fiorentini de Nápoles (por entonces parte de la corona de España) llevaba para 1630 el sobrenombre de Via della commedia spagnola.[121]

Francia

 
Grabado que muestra una representación de El enfermo imaginario de Molière en los jardines del Castillo de Versalles, parte de una fiesta dada por Luis XIV para celebrar la reconquista del Franco Condado en 1674. El denominado Rey Sol utilizaba el arte, la arquitectura y el teatro para llamar la atención hacia su monarquía.

En Francia, la tardía influencia del Renacimiento condujo a sus dramaturgos a desarrollar un teatro clasicista dirigido a una audiencia privilegiada. Autores como Molière, Racine y Corneille se pronunciaron a favor de los preceptos clásicos del teatro y la regla de las tres unidades dramáticas, basados en la Poética de Aristóteles.[123]

No obstante, la obra de dramaturgos como Corneille acusa la influencia del teatro barroco español. Se dio así el Debate de los antiguos y los modernos (Querelle des Anciens et des Modernes), entre los partidarios del clasicismo y una generación de dramaturgos (la Generación de 1628) que defendían la libertad creadora y el respeto al gusto del público. Enmarcada en este debate, Le Cid (1637) de Corneille fue protagonista de una de las polémicas más célebres de la historia literaria de Francia, la Querelle du Cid. Pese a ser una de las obras más aplaudidas del siglo XVII francés, Le Cid fue fuertemente criticada por no respetar los preceptos clásicos, especialmente la verosimilitud, el decoro y la finalidad educativa.[124]

En 1680 Luis XIV fundó la Comédie-Française, compañía nacional francesa de teatro, producto de la fusión de varias compañías teatrales y le otorgó el monopolio de las representaciones en francés en París y sus arrabales. Su nombre surgió por contraposición con la Comédie Italienne (comedia italiana), una compañía italiana especializada en representaciones de la Comedia del arte con la que sostenían una especial competencia.[125][126]

Inglaterra

La influencia renacentista fue también tardía en Inglaterra, por lo que no suele hablarse de teatro barroco en la literatura inglesa del XVII, sino del teatro isabelino y de la comedia de la Restauración.[108]​ Entre los dramaturgos de la época isabelina cabe destacar a Christopher Marlowe, iniciador de la nueva técnica teatral que puliría William Shakespeare, máximo exponente de la literatura inglesa y uno de los más célebres escritores de la literatura universal.[109]​ Como en España, el teatro se profesionalizó y trasladó el escenario de las plazas a salas públicas y privadas especialmente destinadas al espectáculo dramático. Entre los primeros teatros construidos en Londres se cuentan The Theatre (El Teatro), The Curtain (El Telón), The Swan (El Cisne), The Globe (El Globo) y The Fortune (La Fortuna).[127]

Tras un paréntesis de dieciocho años en los que la facción puritana del parlamento inglés consiguió mantener los teatros ingleses clausurados, la Restauración monárquica de Carlos II en 1660 abrió paso a la comedia de la Restauración, una manifestación de las propuestas estéticas italianas de carácter popular, libertino, frívolo y extravagante.[128]

Alemania

Comparado con al extraordinario desarrollo en el contexto europeo, el teatro alemán del siglo XVII no realizó grandes aportes. El dramaturgo alemán más conocido podría ser Andreas Gryphius, que tomó como modelos el teatro de los jesuitas, al neerlandés Joost van den Vondel y a Corneille. Cabe mencionar también a Johannes Velten, quien combinó la tradición de los comediantes ingleses y la comedia del arte con el teatro clásico de Corneille y Molière. Su compañía de teatro ambulante se cuenta entre las más importantes del siglo XVII.[129]

España

 
El Corral de comedias de Almagro se conserva tal como era en el siglo XVII.

El Barroco tuvo su realización más característica en la católica y contrarreformista España, que sucedió a Italia en el liderazgo literario que le había pertenecido durante el Renacimiento.[nota 8]​ El teatro hispano del Barroco buscaba contentar al público con una realidad idealizada, en la que se manifiestan fundamentalmente tres sentimientos: el religioso católico, el monárquico y patrio y el del honor, procedente del mundo caballeresco.[nota 9]

Suelen apreciarse dos períodos o ciclos en el teatro barroco español, cuya separación se acentuó hacia 1630; un primer ciclo cuyo principal exponente sería Lope de Vega y en el que cabe mencionar también a Tirso de Molina, Gaspar de Aguilar, Guillén de Castro, Antonio Mira de Amescua, Luis Vélez de Guevara, Juan Ruiz de Alarcón, Diego Jiménez de Enciso, Luis Belmonte Bermúdez, Felipe Godínez, Luis Quiñones de Benavente o Juan Pérez de Montalbán; y un segundo ciclo, del que sería exponente Calderón de la Barca y que incluye a dramaturgos como Antonio Hurtado de Mendoza, Álvaro Cubillo de Aragón, Jerónimo de Cáncer y Velasco, Francisco de Rojas Zorrilla, Juan de Matos Fragoso, Antonio Coello y Ochoa, Agustín Moreto o Francisco de Bances Candamo.[130]​ Se trata de una clasificación relativamente laxa, puesto que cada autor tiene su propio hacer y puede en ocasiones adherirse a uno u otro planteamiento de la fórmula establecida por Lope. La «manera» de Lope es quizá más libre que la de Calderón, más sistematizada.[131][132]

Félix Lope de Vega y Carpio introdujo con su Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609) la comedia nueva, con la que estableció una nueva fórmula dramática que rompía con las tres unidades aristotélicas de la escuela de poética italiana (acción, tiempo y lugar), así como con una cuarta unidad, también esbozada en Aristóteles, la de estilo, tanto mezclando en una misma obra elementos trágicos y cómicos como valiéndose de distintos tipos de verso y estrofa según lo que se representa.[133]​ Aunque Lope tenía un buen conocimiento de las artes plásticas, no dispuso durante la mayor parte de su carrera ni del teatro ni de la escenografía que se desarrolló posteriormente.[134]​ La comedia lopesca otorgaba un papel secundario a los aspectos visuales de la representación teatral, que descansaban sobre el propio texto.[nota 10]

Tirso de Molina fue, junto a Lope de Vega y Calderón, uno de los tres dramaturgos más importantes de la España del Siglo de Oro. Su obra, que destaca por su sutil inteligencia y por una profunda comprensión de la humanidad de sus personajes, puede considerarse un puente entre la primitiva comedia lopesca y el más elaborado drama calderoniano. Aunque parte de la crítica discute su autoría, Tirso de Molina es conocido sobre todo por dos obras magistrales, El condenado por desconfiado y El burlador de Sevilla, principal fuente del mito de Don Juan.[135]

La llegada a Madrid de Cosme Lotti llevó a la corte española las técnicas teatrales más avanzadas de Europa. Sus conocimientos técnicos y mecánicos se aplicaron en exhibiciones palaciegas llamadas «fiestas» y en «fastuosos despliegues sobre ríos o fuentes artificiales» denominados «naumaquias». Tuvo a su cargo los diseños de los jardines del Buen Retiro, de la Zarzuela y de Aranjuez y la construcción del edificio teatral del Coliseo del Buen Retiro.[120]​ Las fórmulas lopescas comenzaron a verse desplazadas por el afianzamiento del teatro palaciego y el nacimiento de nuevos conceptos cuando comenzó la carrera como dramaturgo de Pedro Calderón de la Barca.[136]​ Marcado al principio por las innovaciones de la comedia nueva lopesca, el estilo de Calderón marcó algunas diferencias, con un mayor cuidado constructivo y atención a su estructura interna. Sus obras alcanzaron una gran perfección formal, un lenguaje más lírico y simbólico. La libertad, el vitalismo y la espontaneidad lopesca dieron paso en Calderón a la reflexión intelectual y la precisión formal. En sus comedias predominan la intención ideológica y doctrinal sobre las pasiones y la acción, e hizo que el auto sacramental alcanzase sus más altas cotas.[137]​ La comedia de teatro es un género «politécnico, multiartístico, híbrido en cierta manera». El texto poético se imbricó con medios y recursos procedentes de la arquitectura, la pintura y la música, liberándose de la descripción que en la comedia lopesca suplía la falta de decorados y dedicándose al diálogo de la acción.[134]

Hispanoamérica

Siguiendo la evolución marcada desde España, a finales del siglo XVI las compañías de comediantes, esencialmente trashumantes, comenzaron a profesionalizarse. Con la profesionalización vino la regulación y la censura: al igual que en Europa, el teatro oscilaba entre la tolerancia e incluso protección del gobierno y el rechazo (con excepciones) o la persecución por parte de la Iglesia. El teatro resultaba útil a las autoridades como instrumento de difusión del comportamiento y modelos deseados, el respeto al orden social y a la monarquía, escuela del dogma religioso.[138]

Los corrales se administraban en beneficio de hospitales que compartían los beneficios de las representaciones. Las compañías itinerantes (o «de la legua»), que llevaban el teatro en tablados improvisados al aire libre por las regiones que no disponían de locales fijos, precisaban una licencia virreinal para poder trabajar, cuyo precio o pinción era destinado a limosnas y obras piadosas.[139]​ Para las compañías que trabajaban de forma estable en las capitales y ciudades importantes una de sus principales fuentes de ingresos era la participación en las festividades del Corpus Christi, que les proporcionaba no solo beneficios económicos, sino también reconocimiento y prestigio social. Las representaciones en el palacio virreinal y las mansiones de la aristocracia, donde representaban tanto las comedias de su repertorio como producciones especiales con grandes efectos de iluminación, escenografía y tramoya, eran también una importante fuente de trabajo bien pagada y prestigiosa.[139]

Nacido en el virreinato de Nueva España[nota 11]​ aunque asentado posteriormente en España, Juan Ruiz de Alarcón es la figura más destacada del teatro barroco novohispano. Pese a su acomodo a la nueva comedia de Lope, se han señalado su «marcado laicismo», su discreción y mesura y una agudísima capacidad de «penetración psicológica» como características distintivas de Alarcón frente a sus coetáneos españoles. Cabe destacar entre sus obras La verdad sospechosa, una comedia de caracteres que reflejaba su constante propósito moralizante.[140]​ La producción dramática de Sor Juana Inés de la Cruz la sitúa como segunda figura del teatro barroco hispanoamericano. Cabe mencionar entre sus obras el auto sacramental El divino Narciso y la comedia Los empeños de una casa.[141]

Música

Tocata y fuga en re menor, BWV 565
Tocata y fuga en re menor, BWV 565 de Johann Sebastian Bach.
«Aleluya»
El Mesías de Georg Friedrich Händel.
Primavera, 1er movimiento: Allegro
Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi.
Sonata K. 9 en re menor
Sonata K. 9 de Domenico Scarlatti.
Primer movimiento
Preludio (Adagio) de la Sonata en trío Op. 2 n.º 11 de Arcangelo Corelli.

Entre los especialistas se acepta que la música entre los albores del siglo XVII y mediados del siglo XVIII tiene una serie de características que permite clasificarla como un período estilístico, el denominado Barroco en la historia musical occidental. También hay coincidencia en que, aunque el período pueda acotarse entre 1600 y 1750, algunas de las características de esta música ya existían en la Italia de la segunda parte del siglo XVI y otras se mantuvieron en zonas periféricas de Europa hasta finales del siglo XVIII. Algunos autores dividen a su vez el barroco musical en tres subperíodos: temprano, hasta mediados del siglo XVII; medio, hasta finales del siglo XVII; y tardío, hasta las muertes de Bach y Händel.[142]

Se han estudiado paralelismos y similitudes entre los rasgos musicales de esta época con los de las otras artes de este período histórico como la arquitectura y la pintura.[142]​ Sin embargo, otros autores estiman excesivas esas analogías, prefiriendo señalar los rasgos estilísticos únicamente musicales que pueden ser calificados de barrocos simplemente por ser contemporáneos de las artes plásticas y la literatura, y por tener una unidad espiritual y artística con el período post-Renacimiento.[143]

La música barroca a menudo tenía una textura homofónica, donde la parte superior desarrollaba la melodía sobre una base de bajos con importantes intervenciones armónicas. La polaridad que resultó del triple y del bajo llevó desde la transición entre los siglos XVI y XVII al uso habitual del bajo continuo: una línea de bajo instrumental sobre la que se improvisaban en acordes los tonos intermedios. El bajo continuo era una línea independiente que duraba toda la obra, por eso recibe el nombre de continuo. Apoyado en la base del bajo se improvisaban melodías mediante acordes con un instrumento que los pudiese producir, normalmente un teclado. Estos acordes se solían especificar en el pentagrama mediante números junto a las notas del bajo, de allí el nombre de bajo cifrado. El bajo continuo fue esencial en la música barroca, llegándose a denominar la «época del bajo continuo».[144]

Entre los muchos compositores barrocos destacan los italianos Claudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi y Tommaso Albinoni; los franceses Jean-Baptiste Lully, François Couperin, Jean Philippe Rameau y Marc-Antoine Charpentier; los alemanes Heinrich Schütz, Georg Philipp Telemann, Johann Pachelbel y Johann Sebastian Bach; y los ingleses Henry Purcell y Georg Friedrich Händel (alemán de nacimiento).[145]

Para Francisco Camino, en los 150 años de este período la música occidental cobró un gran impulso, convirtiéndose en una de las artes más variadas, extendidas y vigorosas. La variedad la aportaban los géneros y formas que se establecieron en este período: aria de capo, cantata, ópera, oratorio, sonata (para tres instrumentos o para uno solo), concierto grosso, concierto para un instrumento solista, preludio, fuga, fantasía, coral, suite y tocata. La extensión geográfica de la música barroca alcanzó a toda Europa desde Italia: la música sonaba en todos los lugares, palacios, teatros, iglesias, conventos, colegios, etc. El vigor de las formas barrocas se siguió expandiendo en los siglos siguientes con una fuerza que hoy todavía continúa.[146]

Período temprano (1600-1650)

 
El Palacio Ducal de Mantua donde fue estrenada la ópera La fábula de Orfeo de Monteverdi en 1607, la primera gran obra maestra del género.

Fue un período de experimentación dominado por la supremacía de los estilos monódicos en diversos géneros, como el madrigal, el aria para solista, la ópera, el concierto sacro vocal, la sonata para solista o la sonata en trío.[144]​ Así describe el musicólogo Adolfo Salazar la innovación de la monodia frente a la polifonía: se abandonaron las múltiples combinaciones de voces superpuestas del Renacimiento, la nueva idea de la monodia abogaba por una sola voz protagonista que buscaba que el texto solista y la melodía desnuda se escucharan con claridad expresando los afectos. Acompañando al texto y sustentando la melodía, el bajo continuo con sus acordes se ocupaba de la armonía.[147]

Los compositores abandonaron las formas renacentistas de continuidad melódica y rítmica plana con texturas homogéneas y se decantaron por la discontinuidad dentro de la misma obra. Se buscaba el contraste de diversas formas: entre suave y fuerte, entre solos y tuttis, entre los variados colores vocales o instrumentales, entre rápido y lento, entre diferentes voces e instrumentos.[148][149]

La nueva estética musical cambió el estilo vocal; buscando ser más expresivo se dejaron de emplear las voces polifónicas renacentistas. La nueva forma se basaba sobre todo en una voz solista. En Venecia comenzó la ópera y se construyeron teatros de ópera financiados por las familias nobles poderosas, lo que favoreció el desarrollo de la misma y el público de la ciudad se volcó en ello. Los compositores experimentaron con el nuevo estilo y, entre ellos, Monteverdi exploró todas las posibilidades del teatro musical, tanto vocales como instrumentales, llegando en sus últimas óperas a desarrollar completamente el género, siendo el primero en dotar a los elementos esenciales (drama, música, acción y expresión) de unidad y cohesión.[149][150]

La ópera tiene un papel destacado en la cultura desde entonces. En Venecia en el siglo XVII se estima que se estrenaron más de mil óperas y otras mil en el siglo XVIII. En los 400 años de historia de la ópera en Italia se han estrenado unas 30 000 óperas y en el mundo se estiman unos 50 000 estrenos de obras de ópera.[151]

Período intermedio (1650-1700)

 
En esta época los fabricantes de violines perfeccionaron este instrumento.

Fue un período de consolidación. La disonancia se acotó de forma más estricta, mientras que el recitativo expresivo desarrollado en el tiempo anterior perdió relieve.[144]​ Entre las innovaciones de este período medio apareció el estilo vocal belcantista, que fomentó el virtuosismo del cantante. Se desarrolló el lenguaje tonal, fomentando la aparición de nuevas formas y géneros musicales. El contrapunto se volvió a desarrollar, aunque de manera totalmente nueva.[149]​ Así, la cantata, formada a partir de arias y recitativos, relegó a la monodia lírica. El oratorio y la cantata religiosa en los países protestantes elevaron el concierto sacro. La sonata para solista y para trío alcanzó un modelo estable.[144]

Desde su amplio florecimiento en Italia, la nueva música se difundió por toda Europa. El compositor italiano Jean-Baptiste Lully emigró a Francia y allí adaptó la nueva música y la ópera al gusto francés, dando preferencia en la misma al ballet, que tenía un gran predicamento en la corte francesa. Bajo la dirección de Lully, los instrumentistas de la corte francesa adquirieron un gran nivel técnico y su orquesta de cuerda, que acompañaba sus óperas, era muy admirada en toda Europa. Aunque los instrumentos de cuerda habían dominado el panorama musical, en Francia instrumentos como la trompeta y el oboe tuvieron un importante desarrollo técnico y sus intérpretes impulsaron las posibilidades de estos instrumentos, que fueron incorporados a las orquestas.[152]

En Italia en este período el violín se destacó como el instrumento más importante de la orquesta. Luthiers italianos, como las familias Amati, Stradivarius y Guarneri, perfeccionaron la construcción del violín, estudiaron sus óptimas medidas, el grosor de sus tablas hasta conseguir una sonoridad más potente e intensa manteniendo su calidad. De sus talleres salieron el violín y sus familiares, la viola actual, el violonchelo y el contrabajo. Paralelo al perfeccionamiento en la construcción de la familia de cuerda, la intuición de los compositores mejoró la intensidad y calidad de su sonoridad gracias a nuevas técnicas de ejecución de estos instrumentos. Los principales compositores italianos compusieron fundamentalmente para estos instrumentos de cuerda, tanto en grandes masas orquestales como en pequeños grupos de instrumentos. El concierto y la sonata para instrumento solo o en trío adquirieron un gran desarrollo.[152][153]

El florecimiento de la música italiana originó que los artistas italianos fuesen reclamados en toda Europa y estos fueron emigrando e instalándose en otros países, difundiendo el estilo de música de su país. A finales del siglo XVII, la música italiana, tanto la instrumental como la vocal, tenía una gran influencia en Europa, con especial énfasis en la ópera. En Austria y Alemania se impuso tanto la música italiana como la francesa, en cambio en Inglaterra predominó la influencia italiana.[152]

Período tardío (1700-1750)

En el Barroco tardío, la tonalidad quedó definitivamente establecida mediante normas adquiriendo esquemas más amplios, mientras la armonía se fusionó con la polifonía. Con estas técnicas compositivas las formas alcanzaron grandes dimensiones. También el estilo antiguo de música instrumental y religiosa que se había mantenido durante todo el siglo XVII se renovó en el estilo fugado tonalmente ordenado por J. S. Bach y otros compositores.[154][144]

La música italiana continuó un desarrollo inmenso, especialmente la ópera. Arcangelo Corelli y otros compositores italianos exploraron y extendieron la música instrumental, que alcanzó en desarrollo a la música vocal. Apareció el concierto para un instrumento solista que los compositores, especialmente Antonio Vivaldi, consolidaron y llevaron a su esplendor. La ópera se enriqueció con el incremento de la participación orquestal y los compositores exploraron las potencialidades expresivas del género. Algunos cantantes de ópera alcanzaron gran fama y eran muy populares, especialmente los castrati.[154]

La música barroca llegó a su plenitud en las composiciones de Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel, junto a la de Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, Jean Philippe Rameau y Georg Philipp Telemann.[155]

Johann Sebastian Bach, desde la tradición de la iglesia alemana protestante, fusionó los conocimientos musicales de su época. Analizó la obra de los otros compositores copiando y arreglando sus partituras. Así conoció los estilos de los principales compositores de Italia, Francia, Alemania y Austria. De los italianos y, sobre todo, de Vivaldi, aprendió a desarrollar los temas con concisión y en grandes proporciones, así como a ajustar el esquema armónico. Los elementos que asimiló los desarrolló en toda su potencialidad, lo que unido a su maestría en el contrapunto, dio origen a su personal estilo bachiano.[156]​ Bach compuso sus obras maestras a partir de 1720, cuando un nuevo estilo forjado en los teatros de ópera italianos se extendía ya por Europa, pareciendo ya anticuada su forma de componer. Por ello el conocimiento completo de su obra debió esperar al siglo XIX.[157]

En cambio Haendel, también alemán de nacimiento pero con una formación musical tanto alemana como italiana, se estableció en Londres y compuso en un lenguaje musical totalmente cosmopolita: óperas italianas, creó el oratorio inglés y dio nuevos significados a otros estilos tradicionales.[155]

Danza

 
Luis XIV en el Ballet Royal de la Nuit (1653).

La danza no tenía en el siglo XVII la misma consideración de arte que tiene hoy día, y era considerada más bien un pasatiempo, un acto lúdico, aunque con el tiempo fue cobrando protagonismo y empezó a ser considerada como una actividad elevada. Asimismo, si bien en un principio era tan solo un acompañamiento de otras actividades, como el teatro o diversos géneros musicales, progresivamente fue cobrando autonomía respecto a estas modalidades, hasta que en el siglo XVIII se consolidó definitivamente como una actividad artística autónoma. A finales del siglo XVI el principal país donde se otorgaba una cierta importancia a la danza era Francia, con el denominado ballet de cour, el cual incluso hizo evolucionar la música instrumental, de melodía única pero con una rítmica adaptada a la danza. Aun así, su utilización en la corte francesa era más que nada un acto propagandístico con el que demostrar la magnificencia de la realeza, o con que agasajar a visitantes y diplomáticos, y donde se valoraban más la escenografía, el porte y la elegancia que la coreografía o la habilidad física.[158]

Sin embargo, a principios del siglo XVII el epicentro de la danza varió de Francia a Inglaterra, donde fue favorecida por los Tudor —y posteriormente los Estuardo— con un tipo de espectáculo llamado masque, donde se conjugaba la música, la poesía, el vestuario y la danza. Una variante de esta modalidad fue la antimasque, aparecida en 1609 como un complemento a la anterior, donde frente al canto y al diálogo se desarrolló un tipo de espectáculo donde predominaba la actuación y el gesto, el movimiento puramente coreográfico. Con el tiempo, la antimasque se separó de la masque y pasó a ser un espectáculo autónomo, poniendo los cimientos de la danza moderna.[159]

A mediados del siglo XVII, sin embargo, las mayores innovaciones se dieron nuevamente en Francia, gracias sobre todo al patrocinio del rey Luis XIV, así como al mecenazgo del cardenal Mazarino, que introdujo el gusto por la ópera —género recién surgido en Italia—, en cuyas representaciones era habitual la presencia de ballets en los entreactos. Sin embargo, el hecho de que las óperas eran representadas por aquel entonces en italiano hizo que el público francés prefiriese los ballets que acompañaban a las óperas a estas mismas, por lo que poco a poco fueron ganando importancia. De ello se dio cuenta el músico Jean-Baptiste Lully, que empezó una serie de reformas que convirtieron el ballet en un arte escénico, cercano al que conocemos hoy día. Lully fue el autor del Ballet Royal de la Nuit (1653), un gran espectáculo que duró trece horas y donde intervino el propio rey caracterizado de Apolo dios del sol —de donde viene su apodo de Rey Sol—.[160]

Luis XIV favoreció la profesionalización de la danza, para lo que creó la Academia real de Danza en 1661, la primera de esta modalidad en el mundo. En ella desarrolló su labor Pierre Beauchamp, quizá el primer coreógrafo profesional, creador de la danse d'école, el primer sistema pedagógico de la danza. Beauchamp introdujo el en dehors —la rotación de las piernas hacia fuera, uno de los pasos tradicionales del ballet clásico—, así como las cinco posiciones de los pies, que varían en diferentes grados de apertura respecto al eje central del cuerpo. Por otro lado, la Academia favoreció la transformación del ballet en grandes espectáculos donde, además de la danza, destacaban los elementos dramático y musical. Así como el principal referente musical fue, como se ha visto, Lully, a nivel dramático jugó un papel esencial Molière, creador del comédie-ballet, un género de danza inspirado en la commedia dell'arte italiana. Por último, cabría mencionar a Raoul Auger-Feuillet, que en 1700 desarrolló un nuevo sistema de notación de danza, gracias al cual han sobrevivido numerosas coreografías de la época.[161]

Véase también

Referencias

Notas aclaratorias

  1. Para José María de Azcárate Ristori, por ejemplo, se suelen distinguir en cada estilo, escuela o período artístico las siguientes fases —con las naturales variaciones concretas en cada caso—: «fase preclásica», donde se comienzan a configurar los signos distintivos de cada estilo concreto —se suelen denominar con los prefijos “proto” o “pre”, como el prerromanticismo—; «fase clásica», donde se concretan los principales signos característicos del estilo, que servirán de puntos de referencia y supondrán la materialización de sus principales realizaciones; «fase manierista», donde se reinterpretan las formas clásicas, elaboradas desde un punto de vista más subjetivo por parte del autor; «fase barroca», que es una reacción contra las formas clásicas, deformadas a gusto y capricho del artista; «fase arcaizante», donde se vuelve a las formas clásicas, pero ya con la evidente falta de naturalidad que le es intrínseca —se suele denominar con el prefijo “post”, como el postimpresionismo—; y «fase recurrente», donde la falta de referentes provoca una tendencia al eclecticismo —se suelen denominar con el prefijo “neo”, como el neoclasicismo—. (Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 14-16.)
  2. Término proveniente de la filosofía neoplatónica, donde aludía a una categoría metafísica inscrita en la historia, con un determinado desarrollo en el tiempo. (d'Ors, 2002, p. 67.)
  3. D'Ors distinguió 22 fases barrocas a lo largo de la historia del arte, que definió de forma un tanto hiperbólica poniéndoles nombres en latín al estilo de la clasificación de especies en la historia natural, donde al género Barocchus corresponderían las siguientes especies: Barocchus pristinus, el arte prehistórico; B. archaicus, el arte arcaico griego; B. macedonicus, el arte helenístico griego; B. alexandrinus, el arte helenístico alejandrino; B. romanus, el arte romano; B. buddhicus, el arte budista; B. pelagianus, el arte del pelagianismo; B. gothicus, el arte gótico; B. franciscanus, el arte franciscano; B. manuelinus, el arte manuelino; B. orificensis, el arte plateresco; B. nordicus, el arte del norte de Europa; B. palladianus, el arte palladiano; B. rupestris, el arte «grutesco», una variante del manierismo; B. maniera, el arte manierista; B. tridentinus sive jesuiticus, el arte del período Barroco propiamente dicho; B. rococó, el arte rococó; B. romanticus, el arte romántico; B. finisaecularis, el arte modernista; B. posteabellicus, el arte expresionista; B. vulgaris, el arte popular o folklórico; y B. officinalis, el arte de Carnaval. (d'Ors, 2002, p. 93.)
  4. A lo largo de todo el siglo se sucedieron continuos episodios de malas cosechas que, unidas en numerosas ocasiones a la peste y la guerra, provocaron graves hambrunas. Entre las más graves, se encuentran la de 1625 en Francia, 1630 y 1631 en Francia e Italia, 1637 en Francia y Alemania, 1661 y 1662 nuevamente en Francia, 1693 y 1694 en Francia y Países Bajos, y 1696 en casi toda Europa septentrional. La recurrencia de estas desgracias puso de moda la invocación A fame, peste e bello libera nos, Domine («del hambre, la peste y la guerra líbranos, Señor»). (Bennassar, 1995, pp. 14-15.)
  5. La peste bubónica fue recurrente a todo lo largo del siglo, que si bien fue el último en tener grandes pestes en Europa dejó a su población diezmada. En Londres, por ejemplo, se registraron graves epidemias en 1603, 1625, 1636 y 1665, con un total de 130 000 fallecidos. En Mantua, la peste de 1630 eliminó al 70 % de su población. (Bennassar, 1995, pp. 17-18.)
  6. El acta de la Sesión XXV del Concilio de Trento recoge que el artista «no sólo instruya y confirme al pueblo recordándole los artículos de la fe, sino que además le mueva a la gratitud ante el milagro y beneficios recibidos, ofreciéndole el ejemplo a seguir y, sobre todo, excitándole a adorar y aun a amar a Dios». (Antonio, 1989, p. 6)
  7. Él mismo reconocía que «yo, que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo» (Viaje del Parnaso, 1614). (García Madrazo y Moragón, 1997, p. 172.)
  8. González Mas , 1980, pp. 1-2. «Fue en España, por supuesto, donde este Barroco italiano encontró la acogida más entusiasta, y fue España, la nación contrarreformista, católica y barroca por excelencia, la que lo maduró y lo extendió por toda Europa, produciendo en el orden Barroco tantas obras maestras de la literatura mundial como ningún país ha producido nunca, asumiendo con justicia el papel de maestra literaria de Europa, que, durante el Renacimiento, había pertenecido a Italia.»
  9. Pedro Crespo, de El alcalde de Zalamea, une los tres sentimientos en una frase: «Al rey la hacienda y la vida / se ha de dar; pero el honor / es patrimonio del alma, / y el alma sólo es de Dios.» Véase González Mas , 1980, p. 8.
  10. «Oye atento, y del arte no disputes; / que en la comedia se hallará de modo, / que oyéndola se pueda saber todo.» Lope de Vega. Arte nuevo de hacer comedias, p. 301, citado en Amadei-Pulice , 1990, p. 6.
  11. Según las declaraciones del propio dramaturgo, nació en la Ciudad de México en 1580 o 1581. Sin embargo, se ha encontrado una partida de bautismo fechada el 30 de diciembre de 1572 en Taxco, perteneciente a un niño llamado Juan, hijo de Pedro Ruiz de Alarcón y Leonor de Mendoza, los padres del poeta. A pesar de las declaraciones de Alarcón, la mayoría de la crítica considera a Taxco como su lugar de nacimiento. Véase Lola Josa, Juan Ruiz de Alarcón y su nuevo arte de entender la comedia, Madrid, Asociación Internacional de Hispanistas, 2008, pp. 7-14.

Notas al pie

  1. Chilvers, 2007, p. 83.
  2. AA. VV., 1990, p. 354.
  3. Mayor Ortega, 1998, p. 168.
  4. Comellas, 2010, p. 82.
  5. Martínez Ripoll, 1989, p. 8.
  6. Martínez Ripoll, 1989, p. 10.
  7. Hatzfeld, 1966, pp. 52-56.
  8. Cabanne, Soler Llopis y Masafret Seoane, 2007, p. 6.
  9. Souriau, 1998, p. 182.
  10. Cabanne, Soler Llopis y Masafret Seoane, 2007, p. 7.
  11. Mayor Ortega, 1998, pp. 161-163.
  12. Bennassar, 1995, p. 74.
  13. Martínez Ripoll, 1989, p. 6.
  14. Martínez Ripoll, 1989, pp. 18-20.
  15. Mayor Ortega, 1998, pp. 168-169.
  16. René Descartes. «Discurso del método, parte IV». Consultado el 28 de octubre de 2012. 
  17. Martínez Ripoll, 1989, p. 14.
  18. Antonio, 1989, pp. 6-9.
  19. Onians, 2008, pp. 186-187.
  20. Eco, 2004, p. 229.
  21. Hatzfeld, 1966, p. 15.
  22. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 479-480.
  23. Martínez Ripoll, 1989, pp. 5-6.
  24. William Shakespeare. «Como gustéis». Consultado el 28 de octubre de 2012. 
  25. Martínez Ripoll, 1989, pp. 16-17.
  26. Martínez Ripoll, 1989, pp. 17-18.
  27. Giorgi, 2007, p. 82.
  28. Giorgi, 2007, pp. 12-21.
  29. Giorgi, 2007, pp. 27-57.
  30. Albert de Paco, 2007, pp. 280-281.
  31. Albert de Paco, 2007, pp. 274-275.
  32. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 481.
  33. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 482.
  34. Albert de Paco, 2007, p. 277.
  35. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 483.
  36. Martínez Ripoll, 1989, pp. 122-127.
  37. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 488.
  38. Toman, 2007, pp. 123-133.
  39. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 543.
  40. Toman, 2007, pp. 86-90.
  41. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 545-546.
  42. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 546-550.
  43. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 490-491.
  44. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 492.
  45. Toman, 2007, pp. 180-181.
  46. Toman, 2007, pp. 182-183.
  47. Toman, 2007, pp. 112-118.
  48. Toman, 2007, pp. 266-271.
  49. Onians, 2008, p. 161.
  50. Toman, 2007, p. 272.
  51. «Mezquita Nuruosmaniye». Consultado el 1 de abril de 2013. 
  52. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 551-555.
  53. AA. VV., 1990, p. 355.
  54. Toman, 2007, p. 121.
  55. María José Rubín. «Iglesias y conventos de Goa». Consultado el 30 de enero de 2011. 
  56. «Las iglesias barrocas de Filipinas». Consultado el 4 de noviembre de 2012. 
  57. Fernández Arenas, 1988, pp. 330-332.
  58. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 493.
  59. Martínez Ripoll, 1989, pp. 70-80.
  60. Toman, 2007, pp. 292-297.
  61. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 498-499.
  62. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 556-565.
  63. Toman, 2007, p. 320-336.
  64. Toman, 2007, p. 316-318.
  65. AA. VV., 1990, p. 81.
  66. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 502.
  67. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 502-504.
  68. Martínez Ripoll, 1989, pp. 50-54.
  69. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 509-510.
  70. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 511.
  71. Toman, 2007, pp. 386-389.
  72. Cantera Montenegro, 1989, pp. 102-116.
  73. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 575-576.
  74. Antonio, 1989, pp. 84-104.
  75. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 584-588.
  76. Antonio, 1989, pp. 118-126.
  77. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 516.
  78. Martínez Ripoll, 1989, pp. 40-78.
  79. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 524-531.
  80. Toman, 2007, p. 476-480.
  81. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 598.
  82. Honour y Fleming, 2002, pp. 608-609.
  83. Cantera Montenegro, 1989, pp. 116-117.
  84. AA. VV., 1990, p. 1393.
  85. Cantera Montenegro, 1989, pp. 56-62.
  86. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 501.
  87. Cantera Montenegro, 1989, p. 68.
  88. Cantera Montenegro, 1989, pp. 62-66.
  89. Greiner-Mai, 2006, p. 38.
  90. Greiner-Mai, 2006, pp. 35-36.
  91. García Madrazo y Moragón, 1997, pp. 164-165.
  92. Riquer y Valverde, 2007, pp. 9-11.
  93. García Madrazo y Moragón, 1997, pp. 170-171.
  94. García Madrazo y Moragón, 1997, pp. 169-170.
  95. Greiner-Mai, 2006, p. 36.
  96. Riquer y Valverde, 2007, pp. 64-69.
  97. Riquer y Valverde, 2007, pp. 12-13.
  98. Riquer y Valverde, 2007, p. 68.
  99. Greiner-Mai, 2006, p. 35.
  100. Greiner-Mai, 2006, pp. 37-38.
  101. Lázaro Carreter y Tusón, 1982, p. 160.
  102. García Madrazo y Moragón, 1997, pp. 165-167.
  103. García Madrazo y Moragón, 1997, pp. 167-169.
  104. Lázaro Carreter y Tusón, 1982, p. 167.
  105. García Madrazo y Moragón, 1997, pp. 172-176.
  106. García Madrazo y Moragón, 1997, pp. 176-178.
  107. AA. VV., 1990, p. 1532.
  108. Valverde , 1981, pp. 95-97
  109. Fournier Marcos y González Robles, 2003, pp. 165-168
  110. Amadei-Pulice , 1990, pp. 3-5
  111. Amadei-Pulice , 1990, pp. 8-9
  112. Ocampo , 1985, pp. 126-128
  113. Gómez García , 1998, p. 88
  114. Sanz Ayán , 2006, p. 18
  115. Sanz Ayán , 2000, p. 2
  116. Salgüero Arroyo , 1993, p. 22
  117. Von Schack , 2008, pp. 89-93
  118. Molina Jiménez, 2008, pp. 41-46
  119. Amadei-Pulice , 1990, pp. 9-11
  120. Amadei-Pulice, 1990, pp. 26-27
  121. D'Antuono, 1999, pp. 1-3
  122. D'Antuono, 1999, pp. 7-14
  123. Spielvogel , 2009, p. 480
  124. Viñas Piquer , 2007, pp. 175-177
  125. Gómez García , 1998, p. 191
  126. . Comedie-francaise.fr (en francés). Archivado desde el original el 20 de octubre de 2011. Consultado el 11 de diciembre de 2011. 
  127. Petruzzi, 2005, pp. 174-176
  128. Santaemilia Ruiz, 2000, p. 76
  129. Franzbach, 1999, pp. 175-177
  130. González Mas , 1980, p. 13.
  131. González Mas , 1980, p. 91.
  132. González Mas , 1995, pp. 99-100
  133. Lope de Vega, 2010, pp. 446-447. el 27 de mayo de 2014 en Wayback Machine.
  134. Amadei-Pulice , 1990, pp. 6-9.
  135. Wilson , 1992, pp. 155-158.
  136. Amadei-Pulice , 1990, pp. 21-22.
  137. Molina Jiménez, 2008, p. 56.
  138. Ramos Smith, 1998 pp. 79-80.
  139. Ramos Smith, 1998 pp. 85-86.
  140. Suárez Radillo, 1998 pp. 133-134.
  141. Suárez Radillo, 1998 p. 141.
  142. Lathan y AA. VV., 2009, p. 160
  143. Randel y AA. VV., 1997, p. 146
  144. Randel y AA. VV., 1997, pp. 128 y 147
  145. Bennett, 2002, p. 33
  146. Camino, 2002, p. 25.
  147. Camino, 2002, pp. 17-19.
  148. Lathan y AA. VV., 2009, pp. 160-161
  149. Camino, 2002, pp. 21-22.
  150. Valls Gorina, 1988, pp. 139-140
  151. Kreutziger-Herr y Böning, 2010, p. 132.
  152. Camino, 2002, pp. 22-23.
  153. Valls Gorina, 1988, pp. 89-90
  154. Camino, 2002, p. 24.
  155. Lathan y AA. VV., 2009, p. 163
  156. Grout, Palisca, pp. 535-538
  157. Grout, Palisca, pp. 558-560
  158. Abad Carlés, 2004, p. 30.
  159. Abad Carlés, 2004, pp. 33-35.
  160. Abad Carlés, 2004, pp. 35-37.
  161. Abad Carlés, 2004, pp. 38-44.

Bibliografía

  • AA. VV. (1991). Enciclopedia del Arte Garzanti. Barcelona: Ediciones B. ISBN 84-406-2261-9. 
  • AA. VV. (1990). Diccionario Enciclopédico Larousse. Barcelona: Planeta. ISBN 84-320-6072-0. 
  • Abad Carlés, Ana (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-5666-6. 
  • Albert de Paco, José María (2007). El arte de reconocer los estilos arquitectónicos. Barcelona: Optima. ISBN 978-84-96250-72-7. 
  • Amadei-Pulice, María Alicia (1990). Calderón y el barroco: exaltación y engaño de los sentidos. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9781556190742. 
  • Antonio, Trinidad de (1989). El siglo XVII español. Madrid: Historia 16. 
  • Azcárate Ristori, José María de; Pérez Sánchez, Alfonso Emilio; Ramírez Domínguez, Juan Antonio (1983). Historia del Arte. Madrid: Anaya. ISBN 84-207-1408-9. 
  • Bennassar, Bartolomé (1995). La Europa del siglo XVII. Madrid: Anaya. ISBN 84-207-3236-2. 
  • Bennett, Roy (2003). Léxico de Música. Madrid: Akal. ISBN 97-88-44601-129-3. 
  • Cabanne, Pierre; Soler Llopis, Joaquim; Masafret Seoane, Marta (2007). El Barroco. Barcelona: Larousse. ISBN 978-84-8016-472-6. 
  • Camino, Francisco (2002). Barroco. Madrid: Ollero y Ramos Editores SL. ISBN 84-7895-172-5. 
  • Cantera Montenegro, Jesús (1989). El clasicismo francés. Madrid: Historia 16. 
  • Chilvers, Ian (2007). Diccionario de arte. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 978-84-206-6170-4. 
  • Comellas, José Luis (2010). Historia sencilla de la Música. Madrid: Rialp. ISBN 978-84-321-3694-8. 
  • D'Antuono, Nancy L. (1999). «La comedia española en la Italia del siglo XVII: la Commedia dell'Arte». En Henry W. Sullivan, Raúl A. Galoppe, Mahlon L. Stoutz, ed. La comedia española y el teatro europeo del siglo XVII. Tamesis Books. ISBN 9781855660434. 
  • d'Ors, Eugeni (2002). Lo barroco. Madrid: Tecnos/Alianza. ISBN 84-309-3764-1. 
  • Eco, Umberto (2004). Historia de la belleza. Barcelona: Lumen. ISBN 84-264-1468-0. 
  • Fernández Arenas, José (1988). Arte efímero y espacio estético. Barcelona: Anthropos. ISBN 84-7658-078-9. 
  • Fournier Marcos, Celinda; González Robles, José Iván (2003). Clásicos de la Literatura Universal. Cengage Learning Editores. ISBN 9789706861801. 
  • Franzbach, Martin (1999). «La recepción de la comedia en la Europa de lengua alemana en el siglo XVII». En Henry W. Sullivan, Raúl A. Galoppe, Mahlon L. Stoutz, ed. La comedia española y el teatro europeo del siglo XVII. Tamesis Books. ISBN 9781855660434. 
  • García Madrazo, Pilar; Moragón, Carmen (1997). Literatura. Madrid: Pirámide. ISBN 84-368-0539-9. 
  • Giorgi, Rosa (2007). El siglo XVII. Barcelona: Electa. ISBN 978-84-8156-420-4. 
  • Gómez García, Manuel (1998). Diccionario del teatro. Madrid: Ediciones AKAL. ISBN 9788446008279. 
  • González Mas, Ezequiel (1980). Historia de la literatura española: (Siglo XVII). Barroco, Volumen 3. La Editorial, UPR. ISBN 9780847731282. 
  • Greiner-Mai, Herbert (2006). Diccionario Akal de literatura general y comparada. Madrid: Akal. ISBN 84-460-1863-2. 
  • Grout, Donald G.; Palisca, Claude V. Historia de la música occidental. Madrid: Alianza editorial. ISBN 84-206-6570-3. 
  • Hatzfeld, Helmut (1966). «Estudios sobre el Barroco». Gredos (Madrid). 
  • Honour, Hugh; Fleming, John (2002). «Historia mundial del arte». Akal (Madrid). ISBN 84-460-2092-0. 
  • Kreutziger-Herr, Annette; Böning, Winfriend (2010). La música clásica: 101 preguntas fundamentales. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 978-84-206-6417-0. 
  • Lázaro Carreter, Fernando; Tusón, Vicente (1982). Literatura española. Madrid: Anaya. ISBN 84-207-1758-4. 
  • Lathan, Alison; AA. VV. (2010). Diccionario Enciclopédico de la Música (traducción de The Oxford Companion to Music). México D.F.: Editorial de Cultura Económica. ISBN 97-860-71-6002-02. 
  • Lope de Vega, Félix (2010). Comedias: El Remedio en la Desdicha. El Mejor Alcalde El Rey. La Moza de Cántaro. MobileReference. ISBN 97-816-07-7889-42. 
  • Martínez Ripoll, Antonio (1989). El Barroco en Europa. Madrid: Historia 16. 
  • Martínez Ripoll, Antonio (1989). El Barroco en Italia. Madrid: Historia 16. 
  • Mayor Ortega, Beatriz (1998). Atlas histórico. Madrid: Grupo Libro. ISBN 84-7906-331-9. 
  • Molina Jiménez, María Belén (2008). El teatro musical de Calderón de la Barca: Análisis textual. EDITUM. ISBN 9788483717189. 
  • Ocampo, Estela (1985). Apolo y la máscara (1a edición). Icaria. ISBN 9788474261059. 
  • Onians, John (2008). Atlas del arte. Barcelona: Blume. ISBN 978-84-9801-293-4. 
  • Petruzzi, Herminia (2005). Tomo la palabra. Ediciones Colihue SRL. ISBN 9789505813261. 
  • Ramos Smith, Maya (1998). «Actores y compañías en América durante la época virreinal». En Concepción Reverte Bernal, Mercedes de los Reyes Peña, ed. América y el teatro español del Siglo de Oro. II Congreso Iberoamericano de Teatro: América y el Teatro Español del Siglo de Oro. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. pp. 77-99. ISBN 9788477865360. 
  • Randel, Don Michael; AA. VV. (1997). Diccionario Harvard de Música. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-5254-7. 
  • Riquer, Martín de; Valverde, José María (2007). Historia de la literatura universal 2. Madrid: Gredos. ISBN 978-84-249-2874-2. 
  • Rodríguez Ruiz, Delfín (1989). Barroco e Ilustración en Europa. Madrid: Historia 16. 
  • Santaemilia Ruiz, José (2000). Género como conflicto discursivo: la sexualización del lenguaje de los personajes cómicos. Universidad de Valencia. ISBN 9788437042695. 
  • Sanz Ayán, Carmen (2006). Pedagogía de reyes: El teatro palaciego en el reinado de Carlos II. Real Academia de la Historia. ISBN 9788496849143. 
  • Souriau, Étienne (1998). Diccionario Akal de Estética. Madrid: Akal. ISBN 84-460-0832-7. 
  • Spielvogel, Jackson (2009). Historia Universal. Civilización de Occidente. Cengage Learning Editores. ISBN 9786074811391. 
  • Suárez Radillo, Carlos Miguel (1998). «Visión panorámica del teatro Barroco hispanoamericano». En Concepción Reverte Bernal, Mercedes de los Reyes Peña, ed. América y el teatro español del Siglo de Oro. II Congreso Iberoamericano de Teatro: América y el Teatro Español del Siglo de Oro. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. pp. 131-150. ISBN 9788477865360. 
  • Toman, Rolf (2007). El Barroco. Colonia: Ullmann. ISBN 978-3-8331-4659-6. 
  • Valls Gorina, Manuel (1988). Para entender la música. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-1697-4. 
  • Valverde, José María (1981). El barroco: una visión de conjunto. Editorial Montesinos. pp. 95-97. ISBN 9788485859023. 
  • Viñas Piquer, David (2007). Historia de la crítica literaria. Editorial Ariel. ISBN 9788434425125. 
  • Von Schack, Adolf Friedrich (2008). Historia de la literatura y del arte dramático en España. Echo Library. ISBN 9781406873276. 
  • Wilson, Edward M.; Moir, Duncan (1992). Historia de la literatura española: Siglo De Oro: Teatro (1492-1700). Editorial Ariel. ISBN 9788434483545. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Barroco.
  • Introducción al arte Barroco
  •   Datos: Q37853
  •   Multimedia: Baroque art
  •   Citas célebres: Barroco

barroco, período, historia, cultura, occidental, originado, nueva, forma, concebir, arte, estilo, barroco, partiendo, desde, diferentes, contextos, histórico, culturales, produjo, obras, numerosos, campos, artísticos, literatura, arquitectura, escultura, pintu. El Barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte el estilo barroco y que partiendo desde diferentes contextos historico culturales produjo obras en numerosos campos artisticos literatura arquitectura escultura pintura musica opera danza teatro etc Se manifesto principalmente en la Europa occidental aunque debido al colonialismo tambien se dio en numerosas colonias de las potencias europeas principalmente en Latinoamerica Cronologicamente abarco todo el siglo XVII y principios del XVIII con mayor o menor prolongacion en el tiempo dependiendo de cada pais Se suele situar entre el Manierismo y el Rococo en una epoca caracterizada por fuertes disputas religiosas entre paises catolicos y protestantes asi como marcadas diferencias politicas entre los Estados absolutistas y los parlamentarios donde una incipiente burguesia empezaba a poner los cimientos del capitalismo 1 Las meninas 1656 de Diego Velazquez Museo del Prado Madrid Como estilo artistico el Barroco surgio a principios del siglo XVII segun otros autores a finales del XVI en Italia periodo tambien conocido en este pais como Seicento desde donde se extendio hacia la mayor parte de Europa Durante mucho tiempo siglos XVIII y XIX el termino barroco tuvo un sentido peyorativo con el significado de recargado enganoso caprichoso hasta que fue posteriormente revalorizado a finales del siglo XIX por Jacob Burckhardt y en el XX por Benedetto Croce y Eugenio d Ors Algunos historiadores dividen el Barroco en tres periodos primitivo 1580 1630 maduro o pleno 1630 1680 y tardio 1680 1750 2 Aunque se suele entender como un periodo artistico especifico esteticamente el termino barroco tambien indica cualquier estilo artistico contrapuesto al clasicismo concepto introducido por Heinrich Wolfflin en 1915 Asi pues el termino barroco se puede emplear tanto como sustantivo como adjetivo Segun este planteamiento cualquier estilo artistico atraviesa por tres fases arcaica clasica y barroca Ejemplos de fases barrocas serian el arte helenistico el arte gotico el romanticismo o el modernismo 2 El arte se volvio mas refinado y ornamentado con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero adoptando formas mas dinamicas y efectistas y un gusto por lo sorprendente y anecdotico por las ilusiones opticas y los golpes de efecto Se observa una preponderancia de la representacion realista en una epoca de penuria economica el hombre se enfrenta de forma mas cruda a la realidad Por otro lado a menudo esta cruda realidad se somete a la mentalidad de una epoca turbada y desenganada lo que se manifiesta en una cierta distorsion de las formas en efectos forzados y violentos fuertes contrastes de luces y sombras y cierta tendencia al desequilibrio y la exageracion 3 Se conoce tambien con el nombre de barroquismo el abuso de lo ornamental el recargamiento en el arte Indice 1 Aspectos generales 1 1 Barroco un concepto polisemico 1 2 Contexto historico y cultural 1 3 El estilo barroco 2 Arquitectura 2 1 Italia 2 2 Francia 2 3 Espana 2 4 Otros paises europeos 2 5 Arquitectura colonial 2 6 Jardineria 3 Escultura 4 Pintura 4 1 Italia 4 2 Francia 4 3 Espana 4 4 Flandes y Holanda 4 5 Otros paises 4 6 America 5 Artes graficas y decorativas 6 Literatura 6 1 Espana 7 Teatro 7 1 El espacio escenico 7 2 El espectaculo teatral 7 3 Italia 7 4 Francia 7 5 Inglaterra 7 6 Alemania 7 7 Espana 7 8 Hispanoamerica 8 Musica 8 1 Periodo temprano 1600 1650 8 2 Periodo intermedio 1650 1700 8 3 Periodo tardio 1700 1750 9 Danza 10 Vease tambien 11 Referencias 11 1 Notas aclaratorias 11 2 Notas al pie 11 3 Bibliografia 12 Enlaces externosAspectos generales EditarBarroco un concepto polisemico Editar Laocoonte y sus hijos de Agesandro Atenodoro y Polidoro de Rodas siglo II a C Museo Pio Clementino Vaticano Para numerosos criticos e historiadores del arte lo barroco es una fase recurrente de todos los estilos artisticos que sucede a la fase clasica Asi el arte helenistico al que pertenece el Laocoonte seria la fase barroca del arte griego El termino barroco proviene de un vocablo de origen portugues barroco cuyo femenino denominaba a las perlas que tenian formas irregulares como en castellano el vocablo barruecas Surgio en el contexto de la critica musical en 1750 el ensayista frances Noel Antoine Pluche comparo la forma de tocar de dos violinistas uno mas sereno y otro mas extravagante comentando de este ultimo que trata a toda costa de sorprender de llamar la atencion con sonidos desaforados y extravagantes No parece sino que de esta manera se tratase de bucear en el fondo de los mares para extraer berruecos baroc en frances con grandes esfuerzos mientras en tierra firme seria posible encontrar con mucha mas facilidad joyas valiosas 4 Barroco fue en origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso grandilocuente excesivamente recargado 1 Asi aparecio por vez primera en el Dictionnaire de Trevoux 1771 que define en pintura un cuadro o una figura de gusto barroco donde las reglas y las proporciones no son respetadas y todo esta representado siguiendo el capricho del artista 5 Otra teoria lo deriva del sustantivo baroco un silogismo de origen aristotelico proveniente de la filosofia escolastica medieval que senala una ambiguedad que basada en un debil contenido logico hace confundir lo verdadero con lo falso Asi esta figura senala un tipo de razonamiento pedante y artificioso generalmente en tono sarcastico y no exento de polemica En ese sentido lo aplico Francesco Milizia en su Dizionario delle belle arti del disegno 1797 donde expresa que barroco es el superlativo de bizarro el exceso del ridiculo 5 El termino barroco fue usado a partir del siglo XVIII con un sentido despectivo para subrayar el exceso de enfasis y abundancia de ornamentacion a diferencia de la racionalidad mas clara y sobria de la Ilustracion En ese tiempo barroco era sinonimo de otros adjetivos como absurdo o grotesco 1 Los pensadores ilustrados vieron en las realizaciones artisticas del siglo anterior una manipulacion de los preceptos clasicistas tan cercanos a su concepto racionalista de la realidad por lo que sus criticas al arte seiscentista convirtieron el termino barroco en un concepto peyorativo en su Dictionnaire d Architecture 1792 Antoine Chrysostome Quatremere de Quincy define lo barroco como un matiz de lo extravagante Es si se quiere su refinamiento o si se pudiese decir su abuso Lo que la severidad es a la sabiduria del gusto el barroco lo es a lo extrano es decir que es su superlativo La idea de barroco entrana la del ridiculo llevado al exceso 5 Sin embargo la historiografia del arte tendio posteriormente a revalorizar el concepto de lo barroco y a valorarlo por sus cualidades intrinsecas al tiempo que empezo a tratar el Barroco como un periodo especifico de la historia de la cultura occidental El primero en rechazar la acepcion negativa del Barroco fue Jacob Burckhardt Cicerone 1855 afirmando que la arquitectura barroca habla el mismo lenguaje del Renacimiento pero en un dialecto degenerado Si bien no era una afirmacion elogiosa abrio el camino a estudios mas objetivos como los elaborados por Cornelius Gurlitt Geschichte des Barockstils in Italien 1887 August Schmarsow Barock und Rokoko 1897 Alois Riegl Die Entstehung der Barockkunst in Rom 1908 y Wilhelm Pinder Deutscher Barock 1912 que culminaron en la obra de Heinrich Wolfflin Renaissance und Barock 1888 Kunstgeschichtliche Grundbegriffe 1915 el primero que otorgo al Barroco una autonomia estilistica propia y diferenciada senalando sus propiedades y rasgos estilisticos de una forma revalorizada Posteriormente Benedetto Croce Saggi sulla letteratura italiana del Seicento 1911 efectuo un estudio historicista del Barroco enmarcandolo en su contexto socio historico y cultural y procurando no emitir ninguna clase de juicios de valor Sin embargo en Storia dell eta barocca in Italia 1929 volvio a otorgar un caracter negativo al Barroco al que califico de decadente justo en una epoca en que surgieron numerosos tratados que reivindicaban la valia artistica del periodo como Der Barock als Kunst der Gegenreformation 1921 de Werner Weisbach Osterreichische Barockarchitektur 1930 de Hans Sedlmayr o Art religieux apres le Concile de Trente 1932 de Emile Male 6 Posteriores estudios han dejado definitivamente asentado el concepto actual de Barroco con pequenas salvedades como la diferenciacion efectuada por algunos historiadores entre barroco y barroquismo siendo el primero la fase clasica pura y primigenia del arte del siglo XVII y el segundo una fase amanerada recargada y exagerada que confluiria con el Rococo en la misma medida que el manierismo seria la fase amanerada del Renacimiento En ese sentido Wilhelm Pinder Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte 1926 sostiene que estos estilos generacionales se suceden sobre la base de la formulacion y posterior deformacion de unos determinados ideales culturales asi como el manierismo jugo con las formas clasicas de un Renacimiento de corte humanista y clasicista el barroquismo supone la reformulacion en clave formalista del sustrato ideologico barroco basado principalmente en el absolutismo y el contrarreformismo 7 Por otro lado frente al Barroco como un determinado periodo de la historia de la cultura a principios del siglo XX surgio una segunda acepcion la de lo barroco como una fase presente en la evolucion de todos los estilos artisticos nota 1 Ya Nietzsche asevero que el estilo barroco surge cada vez que muere un gran arte 8 El primero en otorgar un sentido estetico transhistorico al Barroco fue Heinrich Wolfflin Kunstgeschichtliche Grundbegriffe 1915 quien establecio un principio general de alternancia entre clasicismo y barroco que rige la evolucion de los estilos artisticos 9 Recogio el testigo Eugenio d Ors Lo barroco 1936 que lo definio como un eon nota 2 una forma transhistorica del arte lo barroco frente a el barroco como periodo una modalidad recurrente a todo lo largo de la historia del arte como oposicion a lo clasico nota 3 Si el clasicismo es un arte racional masculino apolineo lo barroco es irracional femenino dionisiaco Para d Ors ambas aspiraciones clasicismo y barroquismo se complementan Tiene lugar un estilo de economia y razon y otro musical y abundante Uno se siente atraido por las formas estables y pesadas y el otro por las redondeadas y ascendentes De uno a otro no hay ni decadencia ni degeneracion Se trata de dos formas de sensibilidad eternas 10 Contexto historico y cultural Editar Vieja espulgando a un nino 1670 1675 de Bartolome Esteban Murillo Pinacoteca Antigua de Munich La grave crisis economica a todo lo largo del siglo XVII afecto especialmente a las clases mas bajas El siglo XVII fue por lo general una epoca de depresion economica consecuencia de la prolongada expansion del siglo anterior causada principalmente por el descubrimiento de America Las malas cosechas conllevaron el aumento del precio del trigo y demas productos basicos con las subsiguientes hambrunas nota 4 El comercio se estanco especialmente en el area mediterranea y solo florecio en Inglaterra y Paises Bajos gracias al comercio con Oriente y la creacion de grandes companias comerciales que sentaron las bases del capitalismo y el auge de la burguesia La mala situacion economica se agravo con las plagas de peste que asolaron Europa a mediados del siglo XVII que afectaron especialmente a la zona mediterranea nota 5 Otro factor que genero miseria y pobreza fueron las guerras provocadas en su mayoria por el enfrentamiento entre catolicos y protestantes como es el caso de la Guerra de los Treinta Anos 1618 1648 11 Todos estos factores provocaron una grave depauperacion de la poblacion en muchos paises el numero de pobres y mendigos llego a alcanzar la cuarta parte de la poblacion 12 Por otro lado el poder hegemonico en Europa basculo de la Espana imperial a la Francia absolutista que tras la Paz de Westfalia 1648 y la Paz de los Pirineos 1659 se consolido como el mas poderoso estado del continente practicamente indiscutido hasta la ascension de Inglaterra en el siglo XVIII Asi la Francia de los Luises y la Roma papal fueron los principales nucleos de la cultura barroca como centros de poder politico y religioso respectivamente y centros difusores del absolutismo y el contrarreformismo Espana aunque en decadencia politica y economica tuvo sin embargo un esplendoroso periodo cultural el llamado Siglo de Oro que aunque marcado por su aspecto religioso de incontrovertible proselitismo contrarreformista tuvo un acentuado componente popular y llevo tanto a la literatura como a las artes plasticas a cotas de elevada calidad En el resto de paises donde llego la cultura barroca Inglaterra Alemania Paises Bajos su implantacion fue irregular y con distintos sellos peculiarizados por sus distintivas caracteristicas nacionales 13 Sesion del Concilio de Trento anonimo veneciano Museo del Louvre El Barroco se forjo en Italia principalmente en la sede pontificia Roma donde el arte fue utilizado como medio propagandistico para la difusion de la doctrina contrarreformista nota 6 La Reforma protestante sumio a la Iglesia catolica en una profunda crisis durante la primera mitad del siglo XVI que evidencio tanto la corrupcion en numerosos estratos eclesiasticos como la necesidad de una renovacion del mensaje y la obra catolica asi como de un mayor acercamiento a los fieles El Concilio de Trento 1545 1563 se celebro para contrarrestar el avance del protestantismo y consolidar el culto catolico en los paises donde aun prevalecia sentando las bases del dogma catolico sacerdocio sacramental celibato culto a la Virgen y los santos uso liturgico del latin y creando nuevos instrumentos de comunicacion y expansion de la fe catolica poniendo especial enfasis en la educacion la predicacion y la difusion del mensaje catolico que adquirio un fuerte sello propagandistico para lo que se creo la Congregacion para la Propagacion de la Fe Este ideario se plasmo en la recien fundada Compania de Jesus que mediante la predicacion y la ensenanza tuvo una notable y rapida difusion por todo el mundo frenando el avance del protestantismo y recuperando numerosos territorios para la fe catolica Austria Baviera Suiza Flandes Polonia Otro efecto de la Contrarreforma fue la consolidacion de la figura del papa cuyo poder salio reforzado y que se tradujo en un ambicioso programa de ampliacion y renovacion urbanistica de Roma especialmente de sus iglesias con especial enfasis en la basilica de San Pedro y sus aledanos La Iglesia fue el mayor comitente artistico de la epoca y utilizo el arte como caballo de batalla de la propaganda religiosa al ser un medio de caracter popular facilmente accesible e inteligible El arte fue utilizado como un vehiculo de expresion ad maiorem Dei et Ecclesiae gloriam y papas como Sixto V Clemente VIII Paulo V Gregorio XV Urbano VIII Inocencio X y Alejandro VII se convirtieron en grandes mecenas y propiciaron grandes mejoras y construcciones en la ciudad eterna ya calificada entonces como Roma triumphans caput mundi Roma triunfante cabeza del mundo 14 Culturalmente el Barroco fue una epoca de grandes adelantos cientificos William Harvey comprobo la circulacion de la sangre Galileo Galilei perfecciono el telescopio y afianzo la teoria heliocentrica establecida el siglo anterior por Copernico y Kepler Isaac Newton formulo la teoria de la gravitacion universal Evangelista Torricelli invento el barometro Francis Bacon establecio con su Novum Organum el metodo experimental como base de la investigacion cientifica poniendo las bases del empirismo Por su parte Rene Descartes llevo a la filosofia hacia el racionalismo con su famoso pienso luego existo 15 Discurso del metodo 1637 de Rene Descartes Debido a las nuevas teorias heliocentricas y la consecuente perdida del sentimiento antropocentrico propio del hombre renacentista el hombre del Barroco perdio la fe en el orden y la razon en la armonia y la proporcion la naturaleza no reglamentada ni ordenada sino libre y voluble misteriosa e inabarcable paso a ser una fuente directa de inspiracion mas conveniente a la mentalidad barroca Perdiendo la fe en la verdad todo pasa a ser aparente e ilusorio Calderon La vida es sueno ya no hay nada revelado por lo que todo debe investigarse y experimentarse Descartes convirtio la duda en el punto de partida de su sistema filosofico considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden tambien ocurrirsenos durante el sueno sin que ninguno entonces sea verdadero resolvi fingir que todas las cosas que hasta entonces habian entrado en mi espiritu no eran mas verdaderas que las ilusiones de mis suenos Discurso del metodo 1637 16 Asi mientras la ciencia se circunscribia a la busqueda de la verdad el arte se encaminaba a la expresion de lo imaginario del ansia de infinito que anhelaba el hombre barroco De ahi el gusto por los efectos opticos y los juegos ilusorios por las construcciones efimeras y el valor de lo transitorio o el gusto por lo sugestivo y seductor en poesia por lo maravilloso sensual y evocador por los efectos linguisticos y sintacticos por la fuerza de la imagen y el poder de la retorica revitalizados por la reivindicacion de autores como Aristoteles o Ciceron 17 La cultura barroca era en definicion de Jose Antonio Maravall dirigida enfocada en la comunicacion masiva de caracter popular y conservadora para mantener el orden establecido Cualquier medio de expresion artistico debia ser principalmente didactico y seductor debia llegar facilmente al publico y debia entusiasmarle hacerle comulgar con el mensaje que transmitia un mensaje puesto al servicio de las instancias del poder politico o religioso que era el que sufragaba los costes de produccion de las obras artisticas ya que Iglesia y aristocracia tambien incipientemente la burguesia eran los principales comitentes de artistas y escritores Si la Iglesia queria transmitir su mensaje contrarreformista las monarquias absolutas vieron en el arte una forma de magnificar su imagen y mostrar su poder a traves de obras monumentales y pomposas que transmitian una imagen de grandeza y ayudaban a consolidar el poder centralista del monarca reafirmando su autoridad 18 Por ello y pese a la crisis economica el arte florecio gracias sobre todo al mecenazgo eclesiastico y aristocratico Las cortes de los estados monarquicos especialmente los absolutistas favorecieron el arte como una forma de plasmar la magnificencia de sus reinos un instrumento propagandistico que daba fe de la grandiosidad del monarca un ejemplo paradigmatico es la construccion de Versalles por Luis XIV El auge del coleccionismo que conllevaba la circulacion de artistas y obras de arte por todo el continente europeo condujo al alza del mercado artistico Algunos de los principales coleccionistas de arte de la epoca fueron monarcas como el emperador Rodolfo II Carlos I de Inglaterra Felipe IV de Espana o la reina Cristina de Suecia Florecio notablemente el mercado artistico centrado principalmente en el ambito neerlandes Amberes y Amsterdam y aleman Nuremberg y Augsburgo Tambien proliferaron las academias de arte siguiendo la estela de las surgidas en Italia en el siglo XVI como instituciones encargadas de preservar el arte como fenomeno cultural de reglamentar su estudio y su conservacion y de promocionarlo mediante exposiciones y concursos las principales academias surgidas en el siglo XVII fueron la Academie Royale d Art fundada en Paris en 1648 y la Akademie der Kunste de Berlin 1696 19 Mapa de Europa en 1648 al final de la Guerra de los Treinta Anos Colonizacion europea en 1660 El estilo barroco Editar Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano vista desde la cupula de la Basilica El gran templo romano fue la punta de lanza del arte contrarreformista El Barroco fue un estilo heredero del escepticismo manierista que se vio reflejado en un sentimiento de fatalidad y dramatismo entre los autores de la epoca El arte se volvio mas artificial mas recargado decorativo ornamentado Destaco el uso ilusionista de los efectos opticos la belleza busco nuevas vias de expresion y cobro relevancia lo asombroso y los efectos sorprendentes Surgieron nuevos conceptos esteticos como los de ingenio perspicacia o agudeza En la conducta personal se destacaba sobre todo el aspecto exterior de forma que reflejara una actitud altiva elegante refinada y exagerada que cobro el nombre de preciosite 20 Segun Wolfflin el Barroco se define principalmente por oposicion al Renacimiento frente a la vision lineal renacentista la vision barroca es pictorica frente a la composicion en planos la basada en la profundidad frente a la forma cerrada la abierta frente a la unidad compositiva basada en la armonia la subordinacion a un motivo principal frente a la claridad absoluta del objeto la claridad relativa del efecto 2 Asi el Barroco es el estilo del punto de vista pictorico con perspectiva y profundidad que somete la multiplicidad de sus elementos a una idea central con una vision sin limites y una relativa oscuridad que evita los detalles y los perfiles agudos siendo al mismo tiempo un estilo que en lugar de revelar su arte lo esconde 21 El arte barroco se expreso estilisticamente en dos vias por un lado hay un enfasis en la realidad el aspecto mundano de la vida la cotidianeidad y el caracter efimero de la vida que se materializo en una cierta vulgarizacion del fenomeno religioso en los paises catolicos asi como en un mayor gusto por las cualidades sensibles del mundo circundante en los protestantes por otro lado se manifiesta una vision grandilocuente y exaltada de los conceptos nacionales y religiosos como una expresion del poder que se traduce en el gusto por lo monumental lo fastuoso y recargado el caracter magnificente otorgado a la realeza y la Iglesia a menudo con un fuerte sello propagandistico 22 Retrato de Luis XIV 1701 de Hyacinthe Rigaud Museo del Louvre Paris El rey frances encarna el prototipo de la monarquia absolutista ideologia que junto a la Iglesia contrarreformista utilizo mas el arte como medio propagandistico El Barroco fue una cultura de la imagen donde todas las artes confluyeron para crear una obra de arte total con una estetica teatral escenografica una mise en scene que pone de manifiesto el esplendor del poder dominante Iglesia o Estado con ciertos toques naturalistas pero en un conjunto que expresa dinamismo y vitalidad La interaccion de todas las artes expresa la utilizacion del lenguaje visual como un medio de comunicacion de masas plasmado en una concepcion dinamica de la naturaleza y el espacio envolvente 23 Una de las principales caracteristicas del arte barroco es su caracter ilusorio y artificioso el ingenio y el diseno son el arte magico a traves del cual se llega a enganar a la vista hasta asombrar Gian Lorenzo Bernini Se valoraba especialmente lo visual y efimero por lo que cobraron auge el teatro y los diversos generos de artes escenicas y espectaculos danza pantomima drama musical oratorio y melodrama espectaculos de marionetas acrobaticos circenses etc Existia el sentimiento de que el mundo es un teatro theatrum mundi y la vida una funcion teatral todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores Como gusteis William Shakespeare 1599 24 De igual manera se tendia a teatralizar las demas artes especialmente la arquitectura Es un arte que se basa en la inversion de la realidad en la simulacion en convertir lo falso en verdadero y en la disimulacion pasar lo verdadero por falso No se muestran las cosas como son sino como se querria que fuesen especialmente en el mundo catolico donde la Contrarreforma tuvo un exito exiguo ya que media Europa se paso al protestantismo En literatura se manifesto dando rienda suelta al artificio retorico como un medio de expresion propagandistico en que la suntuosidad del lenguaje pretendia reflejar la realidad de forma edulcorada recurriendo a figuras retoricas como la metafora la paradoja la hiperbole la antitesis el hiperbaton la elipsis etc Esta transposicion de la realidad que se ve distorsionada y magnificada alterada en sus proporciones y sometida al criterio subjetivo de la ficcion paso igualmente al terreno de la pintura donde se abusa del escorzo y la perspectiva ilusionista en aras de efectos mayores llamativos y sorprendentes 25 Finis gloriae mundi 1672 de Juan de Valdes Leal Hospital de la Caridad Sevilla El genero de la vanitas cobro una especial relevancia en la era barroca donde continuamente estaba presente el memento mori el recuerdo de la fugacidad de la vida propio de una epoca de guerras epidemias y pobreza El arte barroco buscaba la creacion de una realidad alternativa a traves de la ficcion y la ilusion Esta tendencia tuvo su maxima expresion en la fiesta y la celebracion ludica edificios como iglesias o palacios o bien un barrio o una ciudad entera se convertian en teatros de la vida en escenarios donde se mezclaba la realidad y la ilusion donde los sentidos se sometian al engano y el artificio En ese aspecto tuvo especial protagonismo la Iglesia contrarreformista que buscaba a traves de la pompa y el boato mostrar su superioridad sobre las iglesias protestantes con actos como misas solemnes canonizaciones jubileos procesiones o investiduras papales Pero igual de fastuosas eran las celebraciones de la monarquia y la aristocracia con eventos como coronaciones bodas y nacimientos reales funerales visitas de embajadores o cualquier acontecimiento que permitiese al monarca desplegar su poder para admirar al pueblo Las fiestas barrocas suponian una conjugacion de todas las artes desde la arquitectura y las artes plasticas hasta la poesia la musica la danza el teatro la pirotecnia arreglos florales juegos de agua etc Arquitectos como Bernini o Pietro da Cortona o Alonso Cano y Sebastian Herrera Barnuevo en Espana aportaron su talento a tales eventos disenando estructuras coreografias iluminaciones y demas elementos que a menudo les servian como campo de pruebas para futuras realizaciones mas serias asi el baldaquino para la canonizacion de Santa Isabel de Portugal sirvio a Bernini para su futuro diseno del baldaquino de San Pedro y el quarantore teatro sacro de los jesuitas de Carlo Rainaldi fue una maqueta de la iglesia de Santa Maria in Campitelli 26 Durante el Barroco el caracter ornamental artificioso y recargado del arte de este tiempo traslucia un sentido vital transitorio relacionado con el memento mori el valor efimero de las riquezas frente a la inevitabilidad de la muerte en paralelo al genero pictorico de las vanitas Este sentimiento llevo a valorar de forma vitalista la fugacidad del instante a disfrutar de los leves momentos de esparcimiento que otorga la vida o de las celebraciones y actos solemnes Asi los nacimientos bodas defunciones actos religiosos o las coronaciones reales y demas actos ludicos o ceremoniales se revestian de una pompa y una artificiosidad de caracter escenografico donde se elaboraban grandes montajes que aglutinaban arquitectura y decorados para proporcionar una magnificencia elocuente a cualquier celebracion que se convertia en un espectaculo de caracter casi catartico donde cobraba especial relevancia el elemento ilusorio la atenuacion de la frontera entre realidad y fantasia 27 Cabe destacar que el Barroco es un concepto heterogeneo que no presento una unidad estilistica ni geografica ni cronologicamente sino que en su seno se encuentran diversas tendencias estilisticas principalmente en el terreno de la pintura Las principales serian naturalismo estilo basado en la observacion de la naturaleza pero sometida a ciertas directrices establecidas por el artista basadas en criterios morales y esteticos o simplemente derivados de la libre interpretacion del artista a la hora de concebir su obra realismo tendencia surgida de la estricta imitacion de la naturaleza ni interpretada ni edulcorada sino representada minuciosamente hasta en sus mas pequenos detalles clasicismo corriente centrada en la idealizacion y perfeccion de la naturaleza evocadora de elevados sentimientos y profundas reflexiones con la aspiracion de reflejar la belleza en toda su plenitud 28 Estilos Naturalismo La vocacion de San Mateo 1601 de Caravaggio Iglesia de San Luis de los Franceses Roma Realismo Leccion de anatomia del Dr Nicolaes Tulp 1632 de Rembrandt Mauritshuis La Haya Clasicismo Et in Arcadia ego 1638 de Nicolas Poussin Museo del Louvre Paris Por ultimo cabe senalar que en el Barroco surgieron o se desarrollaron nuevos generos pictoricos Si hasta entonces habia preponderado en el arte la representacion de temas historicos mitologicos o religiosos los profundos cambios sociales vividos en el siglo XVII propiciaron el interes por nuevos temas especialmente en los paises protestantes cuya severa moralidad impedia la representacion de imagenes religiosas por considerarlas idolatria Por otro lado el auge de la burguesia que para remarcar su estatus invirtio de forma decidida en el arte trajo consigo la representacion de nuevos temas alejados de las grandilocuentes escenas preferidas por la aristocracia Entre los generos desarrollados profusamente en el Barroco destacan la pintura de genero que toma sus modelos de la realidad circundante de la vida diaria de temas campesinos o urbanos de pobres y mendigos comerciantes y artesanos o de fiestas y ambientes folkloricos el paisaje que eleva a categoria independiente la representacion de la naturaleza que hasta entonces solo servia de telon de fondo de las escenas con personajes historicos o religiosos el retrato que centra su representacion en la figura humana generalmente con un componente realista aunque a veces no exento de idealizacion el bodegon o naturaleza muerta que consiste en la representacion de objetos inanimados ya sean piezas de ajuar domestico flores frutas u otros alimentos muebles instrumentos musicales etc y la vanitas un tipo de bodegon que alude a lo efimero de la existencia humana simbolizado generalmente por la presencia de calaveras o esqueletos o bien velas o relojes de arena 29 Generos Pintura de genero Vieja friendo huevos 1618 de Diego Velazquez National Gallery of Scotland Edimburgo Paisaje Puerto con el embarque de la Reina de Saba 1648 de Claude Lorrain National Gallery de Londres Retrato Sir Endymion Porter y Anton van Dyck 1635 de Anton van Dyck Museo del Prado Madrid Bodegon Bodegon de caza hortalizas y frutas 1602 de Juan Sanchez Cotan Museo del Prado Madrid Arquitectura Editar Fachada de San Carlo alle Quattro Fontane 1634 1640 de Francesco Borromini Roma Articulo principal Arquitectura barroca La arquitectura barroca asumio unas formas mas dinamicas con una exuberante decoracion y un sentido escenografico de las formas y los volumenes Cobro relevancia la modulacion del espacio con preferencia por las curvas concavas y convexas poniendo especial atencion en los juegos opticos trompe l œil y el punto de vista del espectador Tambien cobro una gran importancia el urbanismo debido a los monumentales programas desarrollados por reyes y papas con un concepto integrador de la arquitectura y el paisaje que buscaba la recreacion de un continuum espacial de la expansion de las formas hacia el infinito como expresion de unos elevados ideales sean politicos o religiosos 30 Italia Editar Al igual que en la epoca anterior el motor del nuevo estilo volvio a ser Italia gracias principalmente al mecenazgo de la Iglesia y a los grandes programas arquitectonicos y urbanisticos desarrollados por la sede pontificia deseosa de mostrar al mundo su victoria contra la Reforma La principal modalidad constructiva de la arquitectura barroca italiana fue la iglesia que se convirtio en el maximo exponente de la propaganda contrarreformista 31 Las iglesias barrocas italianas se caracterizan por la abundancia de formas dinamicas con predominio de las curvas concavas y convexas con fachadas ricamente decoradas y repletas de esculturas asi como gran numero de columnas que a menudo se desprenden del muro y con interiores donde predominan igualmente la forma curva y una profusa decoracion Entre sus diversas planimetrias destaco especialmente entre finales del siglo XVI y principios del XVII el diseno en dos cuerpos con dos frontones concentricos curvo el exterior y triangular el interior siguiendo el modelo de la fachada de la Iglesia del Gesu de Giacomo della Porta 1572 32 Uno de sus primeros representantes fue Carlo Maderno 32 autor de la fachada de San Pedro del Vaticano 1607 1612 al que ademas modifico la planta pasando de la de cruz griega proyectada por Bramante a una de cruz latina y la iglesia de Santa Susana 1597 1603 Pero uno de los mayores impulsores del nuevo estilo fue el arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini el principal artifice de la Roma monumental que conocemos hoy dia 33 34 baldaquino de San Pedro 1624 1633 donde aparece la columna salomonica posteriormente uno de los signos distintivos del Barroco columnata de la plaza de San Pedro 1656 1667 San Andres del Quirinal 1658 1670 Palacio Chigi Odescalchi 1664 1667 El otro gran nombre de la epoca es Francesco Borromini arquitecto de gran inventiva que subvirtio todas las normas de la arquitectura clasica a las que pese a todo aun se aferraba Bernini a traves del uso de superficies alabeadas bovedas nervadas y arcos mixtilineos creando una arquitectura de caracter casi escultorico 35 Fue autor de las iglesias de San Carlo alle Quattre Fontane 1634 1640 Sant Ivo alla Sapienza 1642 1650 y Sant Agnese in Agone 1653 1661 El tercer arquitecto de renombre activo en Roma fue Pietro da Cortona que tambien era pintor circunstancia quiza por la cual creo volumenes de gran plasticidad con grandes contrastes de luz y sombra Santa Maria della Pace 1656 1657 Santi Luca e Martina 1635 1650 Fuera de Roma cabe destacar la figura de Baldassare Longhena en Venecia autor de la iglesia de Santa Maria della Salute 1631 1650 y Guarino Guarini y Filippo Juvara en Turin autor de la Capilla del Santo Sudario 1667 1690 el primero y de la Basilica de Superga 1717 1731 el segundo 36 Francia Editar Articulo principal Arquitectura barroca francesa Palacio de Versalles de Louis Le Vau y Jules Hardouin Mansart 1669 1685 En Francia bajo los reinados de Luis XIII y Luis XIV se iniciaron una serie de construcciones de gran fastuosidad que pretendian mostrar la grandeza del monarca y el caracter sublime y divino de la monarquia absolutista Aunque en la arquitectura francesa se percibe cierta influencia de la italiana esta fue reinterpretada de una forma mas sobria y equilibrada mas fiel al clasicismo renacentista por lo que el arte frances de la epoca se suele denominar como clasicismo frances 37 Las primeras realizaciones de relevancia corrieron a cargo de Jacques Lemercier iglesia de la Sorbona 1635 y Francois Mansart palacio de Maisons Lafitte 1624 1626 Iglesia de Val de Grace 1645 1667 Posteriormente los grandes programas aulicos se centraron en la nueva fachada del palacio del Louvre de Louis Le Vau y Claude Perrault 1667 1670 y especialmente en el palacio de Versalles de Le Vau y Jules Hardouin Mansart 1669 1685 De este ultimo arquitecto conviene tambien destacar la iglesia de San Luis de los Invalidos 1678 1691 asi como el trazado de la plaza Vendome de Paris 1685 1708 38 Espana Editar Plaza Mayor de Salamanca 1728 1735 de Alberto Churriguera Articulo principal Arquitectura barroca en Espana En Espana la arquitectura de la primera mitad del siglo XVII acuso la herencia herreriana con una austeridad y simplicidad geometrica de influencia escurialense Lo barroco se fue introduciendo paulatinamente sobre todo en la recargada decoracion interior de iglesias y palacios donde los retablos fueron evolucionando hacia cotas de cada vez mas elevada magnificencia En este periodo fue Juan Gomez de Mora la figura mas destacada 39 siendo autor de la Clerecia de Salamanca 1617 el Ayuntamiento 1644 1702 y la plaza Mayor de Madrid 1617 1619 Otros autores de la epoca fueron Alonso Carbonel autor del palacio del Buen Retiro 1630 1640 Pedro Sanchez y Francisco Bautista autores de la Colegiata de San Isidro de Madrid 1620 1664 40 Hacia mediados de siglo fueron ganando terreno las formas mas ricas y los volumenes mas libres y dinamicos con decoraciones naturalistas guirnaldas cartelas vegetales o de formas abstractas molduras y baquetones recortados generalmente de forma mixtilinea En esta epoca conviene recordar los nombres de Pedro de la Torre Jose de Villarreal Jose del Olmo Sebastian Herrera Barnuevo y especialmente Alonso Cano autor de la fachada de la catedral de Granada 1667 41 Entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII se dio el estilo churrigueresco por los hermanos Churriguera caracterizado por su exuberante decorativismo y el uso de columnas salomonicas Jose Benito Churriguera fue autor del Retablo Mayor de San Esteban de Salamanca 1692 y la fachada del palacio iglesia de Nuevo Baztan en Madrid 1709 1722 Alberto Churriguera proyecto la Plaza Mayor de Salamanca 1728 1735 y Joaquin Churriguera fue autor del Colegio de Calatrava 1717 y el claustro de San Bartolome 1715 en Salamanca de influencia plateresca Otras figuras de la epoca fueron Teodoro Ardemans autor de la fachada del Ayuntamiento de Madrid y el primer proyecto para el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso 1718 1726 Pedro de Ribera autor del Puente de Toledo 1718 1732 el Cuartel del Conde Duque 1717 y la fachada de la iglesia de Nuestra Senora de Montserrat de Madrid 1720 Narciso Tome autor del Transparente de la Catedral de Toledo 1721 1734 el aleman Konrad Rudolf autor de la fachada de la Catedral de Valencia 1703 Jaime Bort artifice de la fachada de la catedral de Murcia 1736 1753 Vicente Acero que proyecto la catedral de Cadiz 1722 1762 y Fernando de Casas Novoa autor de la fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela 1739 1750 42 Otros paises europeos Editar Iglesia de San Carlos Borromeo Viena 1715 1725 de Johann Bernhard Fischer von Erlach En Alemania hasta mediados de siglo no se iniciaron construcciones de relevancia debido a la Guerra de los Treinta Anos y aun entonces las principales obras fueron encargadas a arquitectos italianos Sin embargo a finales de siglo hubo una eclosion de arquitectos alemanes de gran valia que hicieron obras cuyas innovadoras soluciones apuntaban ya al Rococo Andreas Schluter autor del Palacio Real de Berlin 1698 1706 de influencia versallesca Matthaus Daniel Poppelmann autor del palacio Zwinger de Dresde 1711 1722 y Georg Bahr autor de la Iglesia de Frauenkirche de Dresde 1722 1738 En Austria destacaron Johann Bernhard Fischer von Erlach autor de la iglesia de San Carlos Borromeo en Viena 1715 1725 Johann Lukas von Hildebrandt autor del palacio Belvedere de Viena 1713 1723 y Jakob Prandtauer artifice de la abadia de Melk 1702 1738 En Suiza cabe nombrar la abadia de Einsiedeln 1691 1735 de Kaspar Moosbrugger la iglesia de los jesuitas de Solothurn 1680 de Heinrich Mayer y la Colegiata de Sankt Gallen 1721 1770 de Kaspar Moosbrugger Michael Beer y Peter Thumb 43 En Inglaterra pervivio durante buena parte del siglo XVII un clasicismo renacentista de influencia palladiana cuyo maximo representante fue Inigo Jones Posteriormente se fueron introduciendo las nuevas formas del continente aunque reinterpretadas nuevamente con un sentido de mesura y contencion pervivientes de la tradicion palladiana En ese sentido la obra maestra del periodo fue la catedral de San Pablo de Londres 1675 1711 de Christopher Wren Otras obras de relevancia serian el castillo de Howard 1699 1712 y el palacio de Blenheim 1705 1725 ambos de John Vanbrugh y Nicholas Hawksmoor 44 En Flandes las formas barrocas presentes en un desbordado decorativismo convivieron con antiguas estructuras goticas ordenes clasicos y decoracion manierista cabe destacar las iglesias de Saint Loup de Namur 1621 Sint Michiel de Lovaina 1650 1666 Saint Jean Baptiste de Bruselas 1657 1677 y Sint Pieter de Malinas 1670 1709 En los Paises Bajos el calvinismo determino una arquitectura mas simple y austera de lineas clasicas con preponderancia de la arquitectura civil Bolsa de Amsterdam 1608 de Hendrik de Keyser Palacio Mauritshuis de La Haya 1633 1644 de Jacob van Campen Ayuntamiento de Amsterdam 1648 actual Palacio Real de Jacob van Campen 45 En los paises nordicos el protestantismo propicio igualmente una arquitectura sobria y de corte clasico con modelos importados de otros paises y caracteristicas propias tan solo perceptibles en la utilizacion de diversos materiales como los muros combinados de ladrillo y piedra de canteria o los techos de cobre En Dinamarca destacan el edificio de la Bolsa de Copenhague 1619 1674 de Hans van Steenwinkel el Joven y la iglesia de Federico V 1754 1894 de Nicolai Eigtved En Suecia cabe destacar el palacio de Drottningholm 1662 1685 y la iglesia de Riddarholm 1671 de Nicodemus Tessin el Viejo y el palacio Real de Estocolmo 1697 1728 de Nicodemus Tessin el Joven 46 En Portugal hasta mediados de siglo con la independencia de Espana no se inicio una actividad constructora de envergadura favorecida por el descubrimiento de minas de oro y diamantes en Minas Gerais Brasil que llevo al rey Juan V a querer emular las cortes de Versalles y el Vaticano Entre las principales construcciones destacan el Palacio Nacional de Mafra 1717 1740 de Johann Friederich Ludwig el palacio Real de Queluz 1747 de Mateus Vicente y el Santuario de Bom Jesus do Monte en Braga 1784 1811 de Manuel Pinto Vilalobos 47 En Europa oriental Praga Chequia fue una de las ciudades con un mayor programa constructivo favorecido por la aristocracia checa palacio Czernin 1668 1677 de Francesco Caratti palacio Arzobispal 1675 1679 de Jean Baptiste Mathey iglesia de San Nicolas 1703 1717 de Christoph Dientzenhofer Santuario de la Virgen de Loreto 1721 de Christoph y Kilian Ignaz Dietzenhofer En Polonia destacan la catedral de San Juan Bautista de Breslavia 1716 1724 de Fischer von Erlach el palacio Krasinski 1677 1682 de Tylman van Gameren y el palacio de Wilanow 1692 de Agostino Locci y Andreas Schluter 48 En Rusia donde el zar Pedro I el Grande llevo a cabo un proceso de occidentalizacion del estado se recibio la influencia del barroco noreuropeo cuyo principal exponente fue la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo 1703 1733 obra del arquitecto italiano Domenico Trezzini 49 Mas tarde Francesco Bartolomeo Rastrelli fue el exponente de un barroco tardio de influencia francoitaliana que ya apuntaba al Rococo Palacio de Peterhof llamado el Versalles ruso 1714 1764 iniciado por Le Blond Palacio de Invierno en San Petersburgo 1754 1762 y Palacio de Catalina en Tsarskoye Selo 1752 1756 50 En Ucrania el Barroco se distingue del occidental por medio de una ornamentacion mas moderada y unas formas mas simples monasterio de las Cuevas de Kiev monasterio de San Miguel de Vydubichi en Kiev En el Imperio Otomano el arte occidental influyo durante el siglo XVIII a las tradicionales formas islamicas como se denota en la mezquita de los Tulipanes 1760 1763 obra de Mehmet Tahir Aga Otro exponente fue la mezquita Nuruosmaniye 1748 1755 obra del arquitecto griego Simon el Rum y patrocinada por el sultan Mahmud I el cual mando traer planos de iglesias europeas para su construccion 51 Arquitectura colonial Editar Iglesia de la Compania Quito Articulo principal Arquitectura barroca en Hispanoamerica La arquitectura barroca colonial se caracteriza por una profusa decoracion Portada de La Profesa Mexico fachadas revestidas de azulejos del estilo de Puebla como en San Francisco Acatepec en San Andres Cholula y San Francisco de Puebla que resultara exacerbada en el llamado ultrabarroco Fachada del Sagrario de la Catedral de Mexico de Lorenzo Rodriguez Iglesia de Tepotzotlan Templo de Santa Prisca de Taxco En Peru las construcciones desarrolladas en Lima y Cuzco desde 1650 muestran unas caracteristicas originales que se adelantan incluso al Barroco europeo como en el uso de muros almohadillados y de columnas salomonicas Iglesia de la Compania Cuzco San Francisco Lima 52 En otros paises destacan la catedral Metropolitana de Sucre en Bolivia el santuario del Senor de Esquipulas en Guatemala la catedral de Tegucigalpa en Honduras la catedral de Leon en Nicaragua la Iglesia de la Compania en Quito Ecuador la iglesia de San Ignacio en Bogota Colombia la catedral de Caracas en Venezuela la Audiencia de Buenos Aires en Argentina la iglesia de Santo Domingo en Santiago de Chile y la catedral de La Habana en Cuba Tambien conviene recordar la calidad de las iglesias de las misiones jesuitas en Paraguay y de las misiones franciscanas en California 53 En Brasil al igual que en la metropoli Portugal la arquitectura tiene una cierta influencia italiana generalmente de tipo borrominesco como se percibe en las iglesias de San Pedro dos Clerigos en Recife 1728 y Nuestra Senora de la Gloria en Outeiro 1733 En la region de Minas Gerais destaco la labor de Aleijadinho autor de un conjunto de iglesias que destacan por su planimetria curva fachadas con efectos dinamicos concavo convexos y un tratamiento plastico de todos los elementos arquitectonicos Sao Francisco de Assis en Ouro Preto 1765 1775 54 En las colonias portuguesas de la India Goa Damao y Diu florecio un estilo arquitectonico de formas barrocas mezcladas con elementos hindues como la catedral de Goa 1562 1619 y la basilica del Buen Jesus de Goa 1594 1605 que alberga la tumba de San Francisco Javier El conjunto de iglesias y conventos de Goa fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986 55 En Filipinas destacan las iglesias barrocas de Filipinas designadas como Patrimonio de la Humanidad en 1993 con un estilo que es una reinterpretacion de la arquitectura barroca europea por los chinos y los artesanos filipinos iglesia de San Agustin Manila iglesia de Nuestra Senora de la Asuncion Santa Maria Ilocos Sur iglesia de San Agustin Paoay Ilocos Norte e Iglesia de Santo Tomas de Villanueva Miagao Iloilo 56 Vease tambien Barroco novohispano Jardineria Editar Articulo principal Jardineria del Barroco Durante el Barroco la jardineria estuvo muy vinculada a la arquitectura con disenos racionales donde cobro preferencia el gusto por la forma geometrica Su paradigma fue el jardin frances caracterizado por mayores zonas de cesped y un nuevo detalle ornamental el parterre como en los Jardines de Versalles disenados por Andre Le Notre El gusto barroco por la teatralidad y la artificiosidad conllevo la construccion de diversos elementos accesorios al jardin como islas y grutas artificiales teatros al aire libre menageries de animales exoticos pergolas arcos triunfales etc Surgio la orangerie una construccion de grandes ventanales destinada a proteger en invierno naranjos y otras plantas de origen meridional El modelo de Versalles fue copiado por las grandes cortes monarquicas europeas con exponentes como los jardines de Schonbrunn Viena Charlottenburg Berlin La Granja Segovia y Petrodvorets San Petersburgo 57 Escultura Editar Extasis de Santa Teresa 1647 1651 de Gian Lorenzo Bernini iglesia de Santa Maria de la Victoria Roma Articulo principal Escultura barroca La escultura barroca adquirio el mismo caracter dinamico sinuoso expresivo y ornamental que la arquitectura con la que llegara a una perfecta simbiosis sobre todo en edificios religiosos destacando el movimiento y la expresion partiendo de una base naturalista pero deformada a capricho del artista La evolucion de la escultura no fue uniforme en todos los paises ya que en ambitos como Espana y Alemania donde el arte gotico habia tenido mucho asentamiento especialmente en la imagineria religiosa aun pervivian ciertas formas estilisticas de la tradicion local mientras que en paises donde el Renacimiento habia supuesto la implantacion de las formas clasicas Italia y Francia la perduracion de estas es mas acentuada Por tematica junto a la religiosa tuvo bastante importancia la mitologica sobre todo en palacios fuentes y jardines 58 En Italia destaco nuevamente Gian Lorenzo Bernini escultor de formacion aunque trabajase como arquitecto por encargo de varios papas Influido por la escultura helenistica que en Roma podia estudiar a la perfeccion gracias a las colecciones arqueologicas papales logro una gran maestria en la expresion del movimiento en la fijacion de la accion parada en el tiempo Fue autor de obras tan relevantes como Eneas Anquises y Ascanio huyendo de Troya 1618 1619 El rapto de Proserpina 1621 1622 Apolo y Dafne 1622 1625 David lanzando su honda 1623 1624 el Sepulcro de Urbano VIII 1628 1647 Extasis de Santa Teresa 1644 1652 la Fuente de los Cuatro Rios en Piazza Navona 1648 1651 y Muerte de la beata Ludovica Albertoni 1671 1674 59 Otros escultores de la epoca fueron Stefano Maderno a caballo entre el Manierismo y el Barroco Santa Cecilia 1600 Francois Duquesnoy flamenco de nacimiento pero activo en Roma San Andres 1629 1633 Alessandro Algardi formado en la escuela bolonesa de corte clasico Decapitacion de San Pablo 1641 1647 El papa San Leon deteniendo a Atila 1646 1653 y Ercole Ferrata discipulo de Bernini La muerte en la hoguera de Santa Ines 1660 60 En Francia la escultura fue heredera del clasicismo renacentista con preeminencia del aspecto decorativo y cortesano y de la tematica mitologica Jacques Sarrazin se formo en Roma donde estudio la escultura clasica y la obra de Miguel Angel cuya influencia se trasluce en sus Cariatides del Pavillon de l Horloge del Louvre 1636 Francois Girardon trabajo en la decoracion de Versalles y es recordado por su Mausoleo del Cardenal Richelieu 1675 1694 y por el grupo de Apolo y las Ninfas de Versalles 1666 1675 inspirado en el Apolo de Belvedere de Leocares circa 330 a C 300 a C Antoine Coysevox tambien participo en el proyecto versallesco y entre su produccion destaca la Glorificacion de Luis XIV en el Salon de la Guerra de Versalles 1678 y el Mausoleo de Mazarino 1689 1693 Pierre Puget fue el mas original de los escultores franceses de la epoca aunque no trabajo en Paris y su gusto por el dramatismo y el movimiento violento le alejaron del clasicismo de su entorno Milon de Crotona 1671 1682 inspirada en el Laocoonte 61 Cristo yacente 1634 de Gregorio Fernandez Iglesia de San Miguel y San Julian Valladolid En Espana perduro la imagineria religiosa de herencia gotica generalmente en madera policromada a veces con el anadido de ropajes autenticos presente o bien en retablos o bien en figura exenta Se suelen distinguir en una primera fase dos escuelas la castellana centrada en Madrid y Valladolid donde destaca Gregorio Fernandez que evoluciona de un manierismo de influencia juniana a un cierto naturalismo Cristo yacente 1614 Bautismo de Cristo 1630 y Manuel Pereira de corte mas clasico San Bruno 1652 en la escuela andaluza activa en Sevilla y Granada destacan Juan Martinez Montanes con un estilo clasicista y figuras que denotan un detallado estudio anatomico Cristo crucificado 1603 Inmaculada Concepcion 1628 1631 su discipulo Juan de Mesa mas dramatico que el maestro Jesus del Gran Poder 1620 Alonso Cano tambien discipulo de Montanes y como el de un contenido clasicismo Inmaculada Concepcion 1655 San Antonio de Padua 1660 1665 y Pedro de Mena discipulo de Cano con un estilo sobrio pero expresivo Magdalena penitente 1664 Desde mediados de siglo se produce el pleno barroco con una fuerte influencia berniniana con figuras como Pedro Roldan Retablo Mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla 1674 y Pedro Duque Cornejo Silleria del coro de la Catedral de Cordoba 1748 Ya en el siglo XVIII destaco la escuela levantina en Murcia y Valencia con nombres como Ignacio Vergara o Nicolas de Bussi y la figura principal de Francisco Salzillo con un estilo sensible y delicado que apunta al rococo Oracion del Huerto 1754 Prendimiento 1763 62 En Alemania meridional y Austria la escultura tuvo un gran auge en el siglo XVII gracias al impulso contrarreformista tras la anterior iconoclasia protestante En un principio las obras mas relevantes fueron encargadas a artistas holandeses como Adriaen de Vries Afliccion de Cristo 1607 Como nombres alemanes cabe destacar a Hans Krumper Patrona Bavariae 1615 Hans Reichle discipulo de Giambologna coro y grupo de La Crucifixion de la catedral de San Ulrico y Santa Afra de Augsburgo 1605 Georg Petel Ecce Homo 1630 Justus Glesker Grupo de la Crucifixion 1648 1649 y el tambien arquitecto Andreas Schluter que recibe la influencia berniniana Estatua ecuestre del Gran Elector Federico Guillermo I de Brandemburgo 1689 1703 En Inglaterra se combino la influencia italiana presente especialmente en el dinamico dramatismo de los monumentos funerarios y la francesa cuyo clasicismo es mas apropiado para las estatuas y los retratos El escultor ingles mas importante de la epoca fue Nicholas Stone formado en Holanda autor de monumentos funerarios como el de Lady Elisabeth Carey 1617 1618 o el de sir William Curle 1617 63 En los Paises Bajos la escultura barroca se limito a un unico nombre de fama internacional el tambien arquitecto Hendrik de Keyser formado en el manierismo italiano Monumento funerario de Guillermo I 1614 1622 En Flandes en cambio si surgieron numerosos escultores muchos de los cuales se instalaron en el pais vecino como Artus Quellinus autor de la decoracion escultorica del Ayuntamiento de Amsterdam Otros escultores flamencos fueron Lukas Fayd herbe Tumba del arzobispo Andre Cruesen 1666 Rombout Verhulst Tumba de Johan Polyander van Kerchoven 1663 y Hendrik Frans Verbruggen Pulpito de la Catedral de San Miguel y Santa Gudula de Bruselas 1695 1699 64 En America destaco la obra escultorica desarrollada en Lima con autores como el catalan Pedro de Noguera inicialmente de estilo manierista que evoluciono hacia el Barroco en obras como la silleria de la catedral de Lima el vallisoletano Gomes Hernandez Galvan autor de las Tablas de la Catedral Juan Bautista Vasquez autor de una escultura de la Virgen conocida como La Rectora actualmente en el Instituto Riva Aguero y Diego Rodrigues autor de la imagen de la Virgen de Copacabana en el Santuario homonimo del Distrito del Rimac de Lima En Mexico destaco el zamorano Jeronimo de Balbas autor del Retablo de los Reyes de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Mexico En Ecuador destaco la escuela quitena representada por Bernardo de Legarda y Manuel Chili apodado Caspicara 53 En Brasil destaco nuevamente la figura del Aleijadinho que se encargo de la decoracion escultorica de sus proyectos arquitectonicos como la iglesia de Sao Francisco de Assis en Ouro Preto donde realizo las esculturas de la fachada el pulpito y el altar o el Santuario del Buen Jesus de Congonhas donde destacan las figuras de los doce profetas 65 Apolo y Dafne 1622 1625 de Gian Lorenzo Bernini Galeria Borghese Roma San Andres 1629 1633 de Francois Duquesnoy San Pedro del Vaticano Milon de Crotona 1671 1682 de Pierre Puget Museo del Louvre Paris San Juan Bautista 1623 de Juan de Mesa Museo de Bellas Artes de Sevilla Cristo con la cruz 1757 1765 de Aleijadinho Santuario del Buen Jesus de Congonhas Pintura Editar San Juan Bautista 1602 de Caravaggio Museos Capitolinos Roma Articulo principal Pintura barroca La pintura barroca tuvo un marcado acento diferenciador geografico ya que su desarrollo se produjo por paises en diversas escuelas nacionales cada una con un sello distintivo Sin embargo se percibe una influencia comun proveniente nuevamente de Italia donde surgieron dos tendencias contrapuestas el naturalismo tambien llamado caravagismo basado en la imitacion de la realidad natural con cierto gusto por el claroscuro el llamado tenebrismo y el clasicismo que es igual de realista pero con un concepto de la realidad mas intelectual e idealizado Posteriormente en el llamado pleno barroco segunda mitad del siglo XVII la pintura evoluciono a un estilo mas decorativo con predominio de la pintura mural y cierta predileccion por los efectos opticos trompe l oeil y las escenografias lujosas y exuberantes 66 Italia Editar Articulo principal Pintura barroca de Italia Como hemos visto en un primer lugar surgieron dos tendencias contrapuestas naturalismo y clasicismo La primera tuvo su maximo exponente en Caravaggio un artista original y de vida azarosa que pese a su prematura muerte dejo numerosas obras maestras en las que se sintetizan la descripcion minuciosa de la realidad y el tratamiento casi vulgar de los personajes con una vision no exenta de reflexion intelectual Igualmente fue introductor del tenebrismo donde los personajes destacan sobre un fondo oscuro con una iluminacion artificial y dirigida de efecto teatral que hace resaltar los objetos y los gestos y actitudes de los personajes Entre las obras de Caravaggio destacan Crucifixion de San Pedro 1601 La vocacion de San Mateo 1602 Entierro de Cristo 1604 etc Otros artistas naturalistas fueron Bartolomeo Manfredi Carlo Saraceni Giovanni Battista Caracciolo y Orazio y Artemisia Gentileschi Tambien cabe mencionar en relacion con este estilo un genero de pinturas conocido como bambochadas por el pintor neerlandes establecido en Roma Pieter van Laer apodado il Bamboccio que se centra en la representacion de personajes vulgares como mendigos gitanos borrachos o vagabundos 67 La segunda tendencia fue el clasicismo que surgio en Bolonia en torno a la denominada escuela bolonesa iniciada por los hermanos Annibale y Agostino Carracci Esta tendencia suponia una reaccion contra el manierismo buscando una representacion idealizada de la naturaleza representandola no como es sino como deberia ser Perseguia como unico objetivo la belleza ideal para lo que se inspiraron en al arte clasico grecorromano y el arte renacentista Este ideal encontro un tema idoneo de representacion en el paisaje asi como en temas historicos y mitologicos Los hermanos Carracci trabajaron juntos en un principio frescos del Palazzo Fava de Bolonia hasta que Annibale fue llamado a Roma para decorar la boveda del Palazzo Farnese 1597 1604 que por su calidad ha sido comparada con la Capilla Sixtina Otros miembros de la escuela fueron Guido Reni Hipomenes y Atalanta 1625 Domenichino La caza de Diana 1617 Francesco Albani Los Cuatro Elementos 1627 Guercino La Aurora 1621 1623 y Giovanni Lanfranco Asuncion de la Virgen 1625 1627 68 Por ultimo en el pleno barroco culmino el proceso iniciado en la arquitectura y la escultura tendentes a la monumentalidad y el decorativismo a la figuracion recargada y ampulosa con gusto por el horror vacui y los efectos ilusionistas Uno de sus grandes maestros fue el tambien arquitecto Pietro da Cortona influido por la pintura veneciana y flamenca autor de la decoracion de los palacios Barberini y Pamphili en Roma y Pitti en Florencia Otros artistas fueron il Baciccia autor de los frescos de la iglesia del Gesu 1672 1683 Andrea Pozzo que decoro la boveda de la iglesia de San Ignacio de Roma 1691 1694 y el napolitano Luca Giordano artifice de la decoracion del Palazzo Medici Riccardi de Florencia 1690 y que tambien trabajo en Espana donde es conocido como Lucas Jordan 69 Crucifixion de San Pedro 1601 de Caravaggio Santa Maria del Popolo Roma Domine Quo Vadis 1602 de Annibale Carracci National Gallery de Londres El arcangel Miguel 1636 de Guido Reni Santa Maria della Concezione dei Cappuccini Roma La gloria de San Ignacio 1685 1694 de Andrea Pozzo Iglesia de San Ignacio Roma La creacion del Hombre 1684 1686 de Luca Giordano Palacio Medici Riccardi Florencia Francia Editar Magdalena penitente c 1640 de Georges de La Tour Museo de Arte del Condado de Los Angeles Se trata de una vanitas donde la vela que arde simboliza el paso del tiempo y como la vida se va consumiendo lenta pero inexorablemente Articulo principal Clasicismo de Francia En Francia tambien se dieron las dos corrientes surgidas en Italia el naturalismo y el clasicismo aunque el primero no tuvo excesivo predicamento debido al gusto clasicista del arte frances desde el Renacimiento y se dio principalmente en provincias y en circulos burgueses y eclesiasticos mientras que el segundo fue adoptado como arte oficial por la monarquia y la aristocracia que le dieron unas senas de identidad propias con la acunacion del termino clasicismo frances El principal pintor naturalista fue Georges de La Tour en cuya obra se distinguen dos fases una centrada en la representacion de tipos populares y escenas jocosas y otra donde predomina la tematica religiosa con un radical tenebrismo donde las figuras se vislumbran con tenues luces de velas o lamparas de bujia Magdalena penitente 1638 1643 San Sebastian cuidado por Santa Irene 1640 Tambien se engloban en esta corriente los hermanos Le Nain Antoine Louis y Mathieu centrados en la tematica campesina pero alejados del tenebrismo y con cierta influencia bambochante 70 La pintura clasicista se centra en dos grandes pintores que desarrollaron la mayor parte de su carrera en Roma Nicolas Poussin y Claude Lorrain El primero recibio la influencia de la pintura rafaelesca y de la escuela bolonesa y creo un tipo de representacion de escenas de tematica generalmente mitologica donde evoca el esplendoroso pasado de la antiguedad grecorromana como un paraiso idealizado de perfeccion una edad dorada de la humanidad en obras como El triunfo de Flora 1629 y Los pastores de la Arcadia 1640 Por su parte Lorrain reflejo en su obra un nuevo concepto en la elaboracion del paisaje basandose en referentes clasicos el denominado paisaje ideal que evidencia una concepcion ideal de la naturaleza y del hombre En sus obras destaca la utilizacion de la luz a la que otorga una importancia primordial a la hora de concebir el cuadro Paisaje con el embarque en Ostia de Santa Paula Romana 1639 Puerto con el embarque de la Reina de Saba 1648 71 En el pleno barroco la pintura se enmarco mas en el circulo aulico donde se encamino principalmente hacia el retrato con artistas como Philippe de Champaigne Retrato del cardenal Richelieu 1635 1640 Hyacinthe Rigaud Retrato de Luis XIV 1701 y Nicolas de Largilliere Retrato de Voltaire joven 1718 Otra vertiente fue la de la pintura academica que buscaba sentar las bases del oficio pictorico sobre la base de unos ideales clasicistas que a la larga acabaron constrinendolo en unas rigidas formulas repetitivas Algunos de sus representantes fueron Simon Vouet Presentacion de Jesus en el templo 1641 Charles Le Brun Entrada de Alejandro Magno en Babilonia 1664 Pierre Mignard Perseo y Andromeda 1679 Antoine Coypel Luis XIV descansando despues de la Paz de Nimega 1681 y Charles de la Fosse Rapto de Proserpina 1673 72 Espana Editar Venus del espejo 1647 1651 de Diego Velazquez National Gallery Londres Es uno de los escasos ejemplos de desnudo realizados en la predominantemente religiosa pintura espanola de la epoca Articulo principal Pintura barroca espanola En Espana pese a la decadencia economica y politica la pintura alcanzo cotas de gran calidad por lo que se suele hablar en paralelo a la literatura de un Siglo de Oro de la pintura espanola La mayor parte de la produccion fue de tematica religiosa practicandose en menor medida la pintura de genero el retrato y el bodegon especialmente vanitas Se percibe la influencia italiana y flamenca que llega sobre todo a traves de estampas la primera se produce en la primera mitad del siglo XVII con predominio del naturalismo tenebrista y la segunda en el siguiente medio siglo y principios del XVIII de procedencia rubeniana 73 En la primera mitad de siglo destacan tres escuelas la castellana Madrid y Toledo la andaluza Sevilla y la valenciana La primera tiene un fuerte sello cortesano por ser la sede de la monarquia hispanica y denota todavia una fuerte influencia escurialense perceptible en el estilo realista y austero del arte producido en esa epoca Algunos de sus representantes son Bartolome y Vicente Carducho Eugenio Cajes Juan van der Hamen y Juan Bautista Maino en Madrid Luis Tristan Juan Sanchez Cotan y Pedro Orrente en Toledo En Valencia destaco Francisco Ribalta con un estilo realista y colorista de tematica contrarreformista San Bruno 1625 Tambien se suele incluir en esta escuela aunque trabajo principalmente en Italia a Jose de Ribera de estilo tenebrista pero con un colorido de influencia veneciana Sileno borracho 1626 El martirio de San Felipe 1639 En Sevilla tras una primera generacion que aun denota la influencia renacentista Francisco Pacheco Juan de Roelas Francisco de Herrera el Viejo surgieron tres grandes maestros que elevaron la pintura espanola de la epoca a cotas de gran altura Francisco de Zurbaran Alonso Cano y Diego Velazquez Zurbaran se dedico principalmente a la tematica religiosa sobre todo en ambientes monasticos aunque tambien practico el retrato y el bodegon con un estilo simple pero efectista de gran atencion al detalle San Hugo en el refectorio de los Cartujos 1630 Fray Gonzalo de Illescas 1639 Santa Casilda 1640 Alonso Cano tambien arquitecto y escultor evoluciono de un acentuado tenebrismo a un cierto clasicismo de inspiracion veneciana Cristo muerto en brazos de un angel 1650 Presentacion de la Virgen en el Templo 1656 74 Diego Velazquez fue sin duda el artista de mayor genio de la epoca en Espana y de los de mas renombre a nivel internacional Se formo en Sevilla en el taller del que seria su suegro Francisco Pacheco y sus primeras obras de enmarcan en el estilo naturalista de moda en la epoca En 1623 se establecio en Madrid donde se convirtio en pintor de camara de Felipe IV y su estilo fue evolucionando gracias al contacto con Rubens al que conocio en 1628 y al estudio de la escuela veneciana y el clasicismo bolones que conocio en un viaje a Italia en 1629 1631 Entonces abandono el tenebrismo y se aventuro en un profundo estudio de la iluminacion pictorica de los efectos de luz tanto en los objetos como en el medio ambiente con los que alcanza cotas de gran realismo en la representacion de sus escenas que sin embargo no esta exento de un aire de idealizacion clasica que muestra un claro trasfondo intelectual que para el artista era una reivindicacion del oficio de pintor como actividad creativa y elevada Entre sus obras destacan El aguador de Sevilla 1620 Los borrachos 1628 1629 La fragua de Vulcano 1630 La rendicion de Breda 1635 Cristo crucificado 1639 Venus del espejo 1647 1651 Retrato de Inocencio X 1649 Las meninas 1656 y Las hilanderas 1657 75 En la segunda mitad de siglo los principales focos artisticos fueron Madrid y Sevilla En la capital el naturalismo fue sustituido por el colorido flamenco y el decorativismo del pleno barroco italiano con artistas como Antonio de Pereda El sueno del caballero 1650 Juan Ricci Inmaculada Concepcion 1670 Francisco de Herrera el Mozo Apoteosis de San Hermenegildo 1654 Juan Carreno de Miranda Fundacion de la Orden Trinitaria 1666 Juan de Arellano Florero 1660 Jose Antolinez El transito de la Magdalena 1670 Claudio Coello Carlos II adorando la Sagrada Forma 1685 y Antonio Palomino decoracion del Sagrario de la Cartuja de Granada 1712 En Sevilla destaco la obra de Bartolome Esteban Murillo centrado en la representacion sobre todo de Inmaculadas y Ninos Jesus aunque tambien realizo retratos paisajes y escenas de genero con un tono delicado y sentimentalista pero de gran maestria tecnica y virtuosismo cromatico Adoracion de los pastores 1650 Inmaculada Concepcion 1678 Junto a el destaco Juan de Valdes Leal antitesis de la belleza murillesca con su predileccion por las vanitas y un estilo dinamico y violento que desprecia el dibujo y se centra en el color en la materia pictorica lienzos de las Postrimerias del Hospital de la Caridad de Sevilla 1672 76 El martirio de San Felipe 1639 de Jose de Ribera Museo del Prado Madrid Fray Gonzalo de Illescas 1639 de Francisco de Zurbaran Monasterio de Guadalupe Cristo crucificado 1632 de Diego Velazquez Museo del Prado Madrid Apoteosis de San Hermenegildo 1654 de Francisco Herrera el Mozo Museo del Prado Madrid Inmaculada Concepcion 1678 de Bartolome Esteban Murillo Museo del Prado Madrid Flandes y Holanda Editar Las tres Gracias 1636 1639 de Peter Paul Rubens Museo del Prado Articulos principales Pintura barroca flamencay Pintura barroca holandesa La separacion politica y religiosa de dos zonas que hasta el siglo anterior habian tenido una cultura practicamente identica pone de manifiesto las tensiones sociales que se vivieron en el siglo XVII Flandes que seguia bajo el dominio espanol era catolica y aristocratica con predominio en el arte de la tematica religiosa mientras que los recien independizados Paises Bajos fueron protestantes y burgueses con un arte laico y mas realista con gusto por el retrato el paisaje y el bodegon 77 En Flandes la figura capital fue Peter Paul Rubens formado en Italia donde recibio la influencia de Miguel Angel y de las escuelas veneciana y bolonesa En su taller de Amberes empleo a gran cantidad de colaboradores y discipulos por lo que su produccion pictorica destaca tanto por su cantidad como por su calidad con un estilo dinamico vital y colorista donde destaca la rotundidad anatomica con varones musculosos y mujeres sensuales y carnosas El desembarco de Maria de Medicis en el puerto de Marsella 1622 1625 Minerva protege a Pax de Marte 1629 Las tres Gracias 1636 1639 Rapto de las hijas de Leucipo 1636 Juicio de Paris 1639 etc Discipulos suyos fueron Anton van Dyck gran retratista de estilo refinado y elegante Sir Endymion Porter y Anton van Dyck 1635 Jacob Jordaens especializado en escenas de genero con gusto por los temas populares El rey bebe 1659 y Frans Snyders centrado en el bodegon Bodegon con aves y caza 1614 78 En Holanda destaco especialmente Rembrandt artista original de fuerte sello personal con un estilo cercano al tenebrismo pero mas difuminado sin los marcados contrastes entre luz y sombra propios de los caravaggistas sino una penumbra mas sutil y difusa Cultivo todo tipo de generos desde el religioso y mitologico hasta el paisaje y el bodegon asi como el retrato donde destacan sus autorretratos que practico a lo largo de toda su vida Entre sus obras destacan Leccion de anatomia del Dr Nicolaes Tulp 1632 La ronda de noche 1642 El buey desollado 1655 y Los sindicos de los paneros 1662 Otro nombre relevante es Frans Hals magnifico retratista con una pincelada libre y energica que antecede al impresionismo Banquete de los arcabuceros de San Jorge de Haarlem 1627 El tercer nombre de gran relevancia es Jan Vermeer especializado en paisajes y escenas de genero a los que otorgo un gran sentido poetico casi melancolico donde destaca especialmente el uso de la luz y los colores claros con una tecnica casi puntillista Vista de Delft 1650 La lechera 1660 La carta 1662 El resto de artistas holandeses se especializaron por lo general en generos de interior y temas populares y domesticos Pieter de Hooch Jan Steen Gabriel Metsu Gerard Dou Escuela caravaggista de Utrecht paisaje Jan van Goyen Jacob van Ruysdael Meindert Hobbema Aelbert Cuyp y bodegon Willem Heda Pieter Claesz Jan Davidsz de Heem 79 Rapto de las hijas de Leucipo 1616 de Peter Paul Rubens Alte Pinakothek Munich Carlos I de Inglaterra 1635 de Anton van Dyck Museo del Louvre Paris El buey desollado 1655 de Rembrandt Museo del Louvre Paris El alegre bebedor 1628 de Frans Hals Rijksmuseum Amsterdam La joven de la perla 1665 de Jan Vermeer Mauritshuis La Haya Vanidades 1640 1645 de Harmen Steenwijck The National Gallery Londres Otros paises Editar Merienda con huevos fritos de Georg Flegel Galeria Municipal de Aschaffenburg En Alemania hubo escasa produccion pictorica debido a la Guerra de los Treinta Anos por lo que muchos artistas alemanes tuvieron que trabajar en el extranjero como es el caso de Adam Elsheimer un notable paisajista adscrito al naturalismo que trabajo en Roma La huida a Egipto 1609 Tambien en Roma se afinco Joachim von Sandrart pintor y escritor que recopilo diversas biografias de artistas de la epoca Teutschen Academie der Edlen Bau Bild und Mahlerey Kunsten 1675 Igualmente Johann Liss estuvo peregrinando entre Francia Paises Bajos e Italia por lo que su obra es muy variada tanto estilisticamente como de generos La inspiracion de San Jeronimo 1627 Johann Heinrich Schonfeld paso buena parte de su carrera en Napoles elaborando una obra de estilo clasicista e influencia poussiniana Desfile triunfal de David 1640 1642 En la propia Alemania se desarrollo notablemente el bodegon con artistas como Georg Flegel Johann Georg Hainz y Sebastian Stoskopff En Austria destaco Johann Michael Rottmayr autor de los frescos de la Iglesia colegial de Melk 1716 1722 y la Iglesia de San Carlos Borromeo de Viena 1726 En Inglaterra la escasa tradicion pictorica autoctona hizo que la mayoria de encargos generalmente retratos fuese confiada a artistas extranjeros como el flamenco Anton van Dyck Retrato de Carlos I de Inglaterra 1638 o el aleman Peter Lely Louise de Keroualle 1671 80 America Editar Las primeras influencias fueron del tenebrismo sevillano principalmente de Zurbaran algunas de cuyas obras aun se conservan en Mexico y Peru como se puede apreciar en la obra de los mexicanos Jose Juarez y Sebastian Lopez de Arteaga y del boliviano Melchor Perez de Holguin La Escuela cuzquena de pintura surgio a raiz de la llegada del pintor italiano Bernardo Bitti en 1583 que introdujo el manierismo en America Destaco la obra de Luis de Riano discipulo del italiano Angelino Medoro autor de los murales del templo de Andahuaylillas Tambien destacaron los pintores indios Diego Quispe Tito y Basilio Santa Cruz Puma Callao asi como Marcos Zapata autor de los cincuenta lienzos de gran tamano que cubren los arcos altos de la Catedral de Cuzco En Ecuador se formo la escuela quitena representada principalmente por Miguel de Santiago y Nicolas Javier de Goribar 53 En el siglo XVIII los retablos escultoricos empezaron a ser sustituidos por cuadros desarrollandose notablemente la pintura barroca en America Igualmente crecio la demanda de obras de tipo civil principalmente retratos de las clases aristocraticas y de la jerarquia eclesiastica La principal influencia fue la murillesca y en algun caso como en Cristobal de Villalpando la de Valdes Leal La pintura de esta epoca tiene un tono mas sentimental con formas mas dulces y blandas Destacan Gregorio Vazquez de Arce en Colombia y Juan Rodriguez Juarez y Miguel Cabrera en Mexico 81 Artes graficas y decorativas Editar Cristo curando a un enfermo 1648 1650 aguafuerte de Rembrandt Rijksmuseum Amsterdam Las artes graficas tuvieron una gran difusion durante el Barroco continuando el auge que este sector tuvo durante el Renacimiento La rapida profusion de grabados a todo lo largo de Europa propicio la expansion de los estilos artisticos originados en los centros de mayor innovacion y produccion de la epoca Italia Francia Flandes y Paises Bajos decisivos por ejemplo en la evolucion de la pintura espanola Las tecnicas mas empleadas fueron el aguafuerte y el grabado a punta seca Estos procedimientos permiten a un artista confeccionar un diseno sobre una placa de cobre en sucesivas etapas pudiendo ser retocado y perfeccionado sobre la marcha Los diversos grados de desgastamiento de las placas permitian realizar unas 200 impresiones al aguafuerte aunque siendo solo las 50 primeras de una calidad excelente y unas 10 a la punta seca 82 En el siglo XVII los principales centros de produccion de grabados estaban en Roma Paris y Amberes En Italia fue practicado por Guido Reni con un dibujo claro y firme de corte clasicista y Claude Lorrain autor de aguafuertes de gran calidad especialmente en los sombreados y la utilizacion de lineas entrelazadas para sugerir distintos tonos por lo general en paisajes En Francia destacaron Abraham Bosse autor de unos 1500 grabados generalmente escenas de genero Jacques Bellange autor de representaciones religiosas influido por Parmigianino y Jacques Callot formado en Florencia y especializado en figuras de mendigos y seres deformes asi como escenas de la novela picaresca y la commedia dell arte su serie de Grandes miserias de la guerra influyo en Goya 83 En Flandes Rubens fundo una escuela de burilistas para divulgar mas eficazmente su obra entre los que destaco Lucas Vorsterman I tambien Anton van Dyck cultivo el aguafuerte En Espana el grabado fue practicado principalmente por Jose de Ribera Francisco Ribalta y Francisco Herrera el Viejo 84 Uno de los artistas que mas empleo la tecnica del grabado fue Rembrandt que alcanzo cotas de gran maestria no solo en el dibujo sino tambien en la creacion de contrastes entre luces y sombras Sus grabados fueron muy cotizados como se puede comprobar con su aguafuerte Cristo curando a un enfermo 1648 1650 que se vendio por cien florines una cifra record en la epoca 82 La batalla de Zama 1688 1690 tapiz gobelino disenado por Giulio Romano Museo del Louvre Paris Las artes decorativas y aplicadas tambien tuvieron una gran expansion en el siglo XVII debido principalmente al caracter decorativo y ornamental del arte barroco y al concepto de obra de arte total que se aplicaba a las grandes realizaciones arquitectonicas donde la decoracion de interiores tenia un papel protagonista como medio de plasmar la magnificencia de la monarquia o el esplendor de la Iglesia contrarreformista En Francia el lujoso proyecto del palacio de Versalles conllevo la creacion de la Manufacture Royale des Gobelins dirigida por el pintor del rey Charles Le Brun donde se manufacturaban todo tipo de objetos de decoracion principalmente mobiliario tapiceria y orfebreria La confeccion de tapices tuvo un significativo incremento en su produccion y se encamino a la imitacion de la pintura con la colaboracion en numerosos casos de pintores de renombre que elaboraban cartones para tapices como Simon Vouet el propio Le Brun o Rubens en Flandes pais que tambien fue un gran centro productor de tapiceria que exportaba a todo el continente como los magnificos tapices de Triunfos del Santo Sacramento confeccionados para las Descalzas Reales de Madrid 85 La orfebreria tambien alcanzo niveles de elevada produccion especialmente en plata y piedras preciosas En Italia surgio una nueva tecnica para revestir telas y objetos como altares o tableros de mesa con piedras semipreciosas como el onice la agata la cornalina o el lapislazuli En Francia como el resto de manufacturas fue objeto de proteccion real y fue tal la profusion de objetos de plata que en 1672 se promulgo una ley que limitaba la produccion de objetos de este metal La ceramica y el vidrio continuaron generalmente con las mismas tecnicas de elaboracion que en el periodo renacentista destacando la ceramica blanca y azul de Delft Holanda y el vidrio pulido y tallado de Bohemia 86 El vidriero de Murano Nicola Mazzola fue artifice de un tipo de vidrio que imitaba la porcelana china Tambien continuo la elaboracion de vidrieras para iglesias como las de la iglesia parisina de Saint Eustache 1631 disenadas por Philippe de Champaigne 87 Comoda Mazarino de Andre Charles Boulle Museo Metropolitano de Arte Uno de los sectores que cobro mas relevancia fue la ebanisteria caracterizada por las superficies onduladas concavas y convexas con volutas y diversos motivos como cartelas y conchas En Italia destacaron el armario toscano de dos cuerpos con balaustradas de bronce y decoracion de taracea de piedras duras el escritorio ligur de dos cuerpos con figuras talladas y superpuestas bambochos y el sillon entallado veneciano tronetto de exuberante decoracion En Espana surgio el bargueno cofre rectangular con asas con numerosos cajones y compartimentos El mobiliario espanol continuo con la decoracion de estilo mudejar mientras que el Barroco se denotaba en las formas curvas y el uso de columnas salomonicas en las camas Aun asi predomino la austeridad de signo contrarreformista como se denota en el sillon llamado frailero o misional en Hispanoamerica La edad de oro de la ebanisteria se produjo en la Francia de los Luises donde se alcanzaron altos niveles de calidad y refinamiento sobre todo gracias a la obra de Andre Charles Boulle creador de una nueva tecnica de aplicacion de metales cobre estano sobre materiales organicos carey madreperla marfil o viceversa Entre las obras de Boulle destacan las dos comodas del Trianon en Versalles y el reloj de pendulo con el Carro de Apolo en Fontainebleau 88 Literatura Editar Pagina inicial de Soledades l I pag 193 en el Manuscrito Chacon de Luis de Gongora Articulo principal Literatura del Barroco La literatura barroca como el resto de las artes se desarrollo bajo preceptos politicos absolutistas y religiosos contrarreformistas y se caracterizo principalmente por el escepticismo y el pesimismo con una vision de la vida planteada como lucha sueno o mentira donde todo es fugaz y perecedero y donde la actitud frente a la vida es la duda o el desengano y la prudencia como norma de conducta 89 Su estilo era suntuoso y recargado con un lenguaje muy adjetivado alegorico y metaforico y un empleo frecuente de figuras retoricas Los principales generos que se cultivaron fueron la novela utopica y la poesia bucolica que junto al teatro que por su importancia se trata en otro apartado fueron los principales vehiculos de expresion de la literatura barroca Como ocurrio igualmente con el resto de las artes la literatura barroca no fue homogenea en todo el continente sino que se formaron diversas escuelas nacionales cada una con sus peculiaridades hecho que fomento el auge de las lenguas vernaculas y el progresivo abandono del latin 90 En la situacion de crisis del barroco cada autor decidio enfrentarse a esta etapa de forma diferente El escapismo como el propio nombre indica el fin al que los autores pretendian llegar es el de poder alejarse y olvidar los problemas socioeconomicos de la epoca a traves de fantasias glorias diferentes realidades o presentando una utopia de un mundo idealizado donde todos los problemas que puedan surgir son solucionados facilmente y donde abarca el orden La satira otros escritores como Quevedo o Gongora dejaron marca al utilizar la satira como una forma de reirse del mundo y la situacion en la que les habia tocado vivir a traves de las llamadas novelas picarescas El estoicismo es una critica a la vanidad del mundo la transitoriedad de la belleza la fama y la vida Calderon de la Barca es el autor mas destacado de este estilo por su obra Autos Sacramentales La moralidad intento de erradicar los defectos y vicios proponiendo modelos de conducta mas apropiados segun las ideologias politicas y religiosas de su tiempo En Italia la literatura se forjo sobre los cimientos de la dicotomia realismo idealismo renacentista asi como el predominio nuevamente de la religion sobre el humanismo Su principal sello linguistico fue el uso y abuso de la metafora que lo impregna todo con un gusto estetico un tanto retorcido con preferencia por lo deforme sobre lo bello 91 La principal corriente fue el marinismo por Giambattista Marino un estilo ampuloso y exagerado que pretende sorprender por el virtuosismo del lenguaje sin prestar especial atencion al contenido Para Marino el fin del poeta es el asombro su principal obra Adonis 1623 destaca por su musicalidad y por la abundancia de imagenes con un estilo elocuente y pese a todo sencillo de leer Otros poetas marinistas fueron Giovanni Francesco Busenello Emanuele Tesauro Cesare Rinaldi Giulio Strozzi etc 92 En Francia surgio el preciosismo una corriente similar al marinismo que otorga especial relevancia a la riqueza del lenguaje con un estilo elegante y amanerado Estuvo representado por Isaac de Benserade y Vincent Voiture en poesia y Honore d Urfe y Madeleine de Scudery en prosa Mas adelante surgio el clasicismo que propugnaba un estilo simple y austero sujeto a canones clasicos como las tres unidades aristotelicas con una rigida reglamentacion metrica Su iniciador fue Francois de Malherbe cuya poesia racional y excesivamente rigida le restaba cualquier atisbo de emocionalidad al que siguieron Jean de La Fontaine un impecable fabulista de intencion didactica y moralizadora y Nicolas Boileau Despreaux poeta elegante pero falto de creatividad por su insistencia en someter la imaginacion al imperio de la norma y la reglamentacion Otros generos cultivados fueron el burlesco Paul Scarron la elocuencia Jacques Benigne Bossuet la novela psicologica Madame de La Fayette la novela didactica Francois Fenelon la prosa satirica Jean de La Bruyere Francois de la Rochefoucauld la literatura epistolar Jean Louis Guez de Balzac la Marquesa de Sevigne la religiosa Blaise Pascal la novela fantastica Cyrano de Bergerac y el cuento de hadas Charles Perrault 93 El paraiso perdido 1667 de John Milton En Inglaterra surgio el eufuismo por Eufues o la Anatomia del Ingenio de John Lyly 1575 una corriente similar al marinismo o el preciosismo que presta mas atencion a los efectos linguisticos antitesis paralelismos que al contenido y que mezcla elementos de la cultura popular con la mitologia clasica Este estilo fue practicado por Robert Greene Thomas Lodge y Barnabe Rich Posteriormente surgio una serie de poetas llamados metafisicos cuyo principal representante fue John Donne que renovo la lirica con un estilo directo y coloquial alejado de fantasias y virtuosismos linguisticos con gran realismo y trasfondo conceptual Sonetos sagrados 1618 Otros poetas metafisicos fueron George Herbert Richard Crashaw Andrew Marvell y Henry Vaughan Figura aparte y de mayor relevancia es John Milton autor de El paraiso perdido 1667 de influjo puritano con un estilo sensible y delicado y que gira en torno a la religion y el destino del hombre al que otorga un espiritu de rebeldia que seria recogido por los romanticos El ultimo gran poeta de la epoca es John Dryden poeta y dramaturgo de tono satirico En prosa destaco la epoca de la Restauracion con un estilo racional moral y didactico con influencia del clasicismo frances representado por diversos generos literatura religiosa John Bunyan George Fox narrativa Henry Neville y memorias y diarios Samuel Pepys 94 En Alemania la literatura estuvo influida por la Pleiade francesa el gongorismo espanol y el marinismo italiano aunque tuvo un desarrollo diferenciado por la presencia del protestantismo y el mayor peso social de la burguesia que se denota en generos como el Schuldrama teatro escolar y el Gemeindelied canto parroquial Pese al desmembramiento del territorio aleman en numerosos estados surgio una conciencia nacional de la lengua comun que fue protegida a traves de las Sprachgesellschaften sociedades de la lengua 95 En el terreno de la lirica destacaron las denominadas Primera escuela de Silesia representada por Martin Opitz Paul Fleming Angelus Silesius y Andreas Gryphius y Segunda escuela de Silesia donde destacan Daniel Casper von Lohenstein y Christian Hofmann von Hofmannswaldau En la narrativa destaca igualmente Lohenstein autor de la primera novela alemana plenamente barroca La maravillosa historia del gran principe cristiano aleman Hercules y Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen autor de El aventurero Simplicissimus 1669 una novela costumbrista similar al genero picaresco espanol 96 En Portugal la anexion a la corona espanola origino un periodo de cierta decadencia viendose la literatura portuguesa sometida al influjo de la espanola Numerosos poetas siguieron el estilo epico de Camoes el gran poeta renacentista autor de Os Lusiadas al que imitaron autores como Vasco Mouzinho de Quebedo Alfonso Africano 1616 Francisco Sa de Meneses Malaca conquistada 1634 Gabriel Pereira de Castro Lisboa edificada 1686 y Braz Garcia de Mascarenhas Viriato tragico 1699 En la primera mitad de siglo destacaron el novelista y poeta Francisco Rodrigues Lobo autor de novelas pastoriles que alternan el verso y la prosa El pastor peregrino 1608 y Francisco Manuel de Melo autor de poemas gongorinos dialogos y tratados historicos Obras metricas 1665 Tambien destaco la prosa religiosa cultivada por Bernardo de Brito Joao de Lucena Antonio Vieira y Manuel Bernardes 97 En Holanda la independencia de Espana supuso una revitalizacion de la literatura donde el siglo XVII suele ser descrito como una Edad de oro de las letras neerlandesas Sin embargo estilisticamente la literatura holandesa de la epoca no encaja del todo en los canones del Barroco debido principalmente a las peculiaridades sociales y religiosas de este pais como se ha visto en el resto de las artes En Amsterdam surgio el denominado Muiderkring Circulo de Muiden un grupo de poetas y dramaturgos liderado por Pieter Corneliszoon Hooft escritor de poesia pastoral y de tratados de historia que sentaron las bases de la gramatica holandesa A este circulo pertenecio tambien Constantijn Huygens conocido por sus epigramas espirituales La cumbre de la poesia lirica de la Edad de oro holandesa fue Joost van den Vondel que influido por Ronsard destaco por el verso sonoro y ritmico relatando con un estilo algo satirico los principales acontecimientos de su epoca Los misterios del altar 1645 En Middelburg destaco Jacob Cats autor de poemas didacticos y morales En prosa cabe citar a Johan van Heemskerk autor de Arcadia Batava 1637 el primer romance escrito en neerlandes genero que fue rapidamente imitado como en el Mirandor 1675 de Nikolaes Heinsius el Joven 98 Espana Editar Don Quijote 1605 de Miguel de Cervantes Articulo principal Literatura espanola del Barroco En Espana donde el siglo XVII seria denominado el Siglo de oro la literatura estuvo mas que en ningun otro sitio al servicio del poder tanto politico como religioso La mayoria de obras van encaminadas a la exaltacion del monarca como elegido por Dios y de la Iglesia como redentora de la humanidad al mismo tiempo que se procura una evasion de la realidad para diluir la penosa situacion economica de la mayoria de la poblacion Sin embargo pese a estas limitaciones la creatividad de los escritores de la epoca y la riqueza del lenguaje desarrollado produjeron un elevado nivel de calidad que convierten a la literatura espanola de la epoca en el paradigma de la literatura barroca y en una de las mas altas cimas de la historia de la literatura La descripcion de la realidad se basa en dos ejes vertebradores la transitoriedad de los fenomenos terrenales donde todo es vanidad vanitas vanitatum y el omnipresente recuerdo de la muerte memento mori que hace apreciar con mas intensidad la vida carpe diem 99 La base conceptual de la literatura barroca espanola proviene de la cultura grecolatina aunque adaptada como se ha descrito a la apologia politico religiosa Asi la estetica literaria se vertebra alrededor de tres topicos de origen clasico la contraposicion entre juicio e ingenio que si bien en el humanismo renacentista estaban equilibrados en el Barroco sera el segundo el que asumira mayor relevancia el topico horaciano delectare et prodesse deleitar y aprovechar por el que se produce una simbiosis entre los recursos estilisticos y el proselitismo a favor del poder establecido y por el que en ultima instancia se llega a la formula ars gratia artis el arte por el arte en que la literatura se abandona al placer de la simple belleza y el tambien topico horaciano ut pictura poesis la poesia como la pintura maxima por la cual el arte debe imitar la naturaleza para conseguir la perfeccion como expreso Baltasar Gracian lo que es para los ojos la hermosura y para los oidos la consonancia eso es para el entendimiento el concepto 100 Culteranismo Luis de Gongora oleo de Diego Velazquez Conceptismo Francisco de Quevedo retrato atribuido a Juan van der Hamen o a Velazquez En la lirica se dieron dos corrientes el culteranismo o cultismo liderado por Luis de Gongora por lo que tambien se le llama gongorismo donde destacaba la belleza formal con un estilo suntuoso metaforico con abundancia de parafrasis y una gran proliferacion de latinismos y juegos gramaticales y el conceptismo representado por Francisco de Quevedo y donde predominaba el ingenio la agudeza la paradoja con un lenguaje conciso pero polisemico con multiples significados en pocas palabras 101 Gongora fue uno de los mejores poetas de principios del siglo XVII actividad que cultivaba en sus ratos libres como sacerdote Su obra esta influida por Garcilaso aunque sin el sentido armonico y equilibrado que mostro este en toda su produccion El estilo de Gongora es mas ornamental musical colorista con abundancia de hiperbatos y metaforas por lo que resulta dificil de leer y se dirige especialmente a minorias cultas En cuanto a tematica predomina la amorosa la satirica burlesca y la religioso moral Empleo metricas como las silvas y las octavas reales pero tambien formas mas populares como sonetos romances y redondillas Sus principales obras son la Fabula de Polifemo y Galatea 1613 y Soledades 1613 Otros poetas culteranistas fueron Juan de Tassis conde de Villamediana Gabriel Bocangel Pedro Soto de Rojas Anastasio Pantaleon de Ribera Salvador Jacinto Polo de Medina Francisco de Trillo y Figueroa Miguel Colodrero de Villalobos y fray Hortensio Felix Paravicino 102 Por su parte Quevedo oscilo en su vida personal entre importantes cargos politicos o la carcel y el destierro segun su relacion temperamental con las autoridades En su obra se vislumbra un sentimiento desgarrado por la realidad cotidiana de su pais donde predomina el desengano la presencia del dolor y la muerte Esta vision se desarrolla en dos lineas contrapuestas o bien la cruda descripcion de la realidad o bien burlandose de ella y caricaturizandola Sus poemas fueron publicados tras su muerte en dos volumenes Parnaso espanol 1648 y Las tres Musas 1670 Otros poetas conceptistas fueron Alonso de Ledesma Miguel Toledano Pedro de Quiros y Diego de Silva y Mendoza conde de Salinas 103 Aparte de estas dos corrientes merece destacarse la figura de Lope de Vega un gran dramaturgo que tambien cultivo la poesia y la novela tanto de inspiracion religiosa como profana a menudo con un trasfondo autobiografico Utilizo principalmente la metrica de romances y sonetos como en Rimas sacras 1614 y Rimas humanas y divinas del licenciado Tome de Burguillos 1634 y tambien realizo poemas epicos como La Dragontea 1598 El Isidro 1599 y La Gatomaquia 1634 104 Ademas destacar las Novelas a Marcia Leonarda una coleccion de novelas romanticas escritas en una mezcla de verso y prosa Entre mas pequenos escritores se encuentra Alonso de Castillo Solorzano nacido en Tordesillas Valladolid Fue destacado en la novela con obras como La nina de los embustes Teresa de Manzanares 1632 o Aventuras del Bachiller Trapaza 1637 Obras de la picaresca donde se mezclan novelas poemas y entremeses como tambien hizo Lope de Vega En cuanto a escritoras la madrilena Maria de Zayas Sotomayor fue considerada una de las novelistas mas importante del siglo Una de sus obras mas importantes fue Novelas amorosas y ejemplares una coleccion formada por 10 historias cortesanas donde es visible una gran influencia de Miguel de Cervantes En los ultimos anos ha sido tema de disputa el si esta escritora realmente existio o si simplemente era un heteronimo de Alonso Castillo Solorzano pero numerosos analisis estilometricos han demostrado de forma muy concluyente que estas son dos personas y escritores diferentes La prosa mas religiosa sale a relucir por Miguel de Molinos de origen espanol pero con residencia en Roma Su obra mas destacada es Guia espiritual un compendio cuyo objetivo es ayudar a aquellos que desean alcanzar la vida espiritual y conducir sus almas a traves del peregrinaje Agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracian Portada de la edicion de Amberes 1669 La prosa estuvo dominada por la gran figura de Miguel de Cervantes que si bien se situa entre el Renacimiento y el Barroco supuso una figura de transicion que marco a una nueva generacion de escritores espanoles Militar en su juventud participo en la batalla de Lepanto estuvo prisionero de los turcos durante cinco anos posteriormente ocupo diversos cargos burocraticos que compagino con la escritura que si bien le proporciono una inicial fama no impidio que muriese en la pobreza Cultivo la novela el teatro y la poesia aunque esta ultima con escaso exito nota 7 Pero indudablemente su talento estaba en la prosa que oscila entre el realismo y el idealismo a menudo con una fuerte intencion moralizadora como en sus Novelas ejemplares Su gran obra y una de las cumbres de la literatura universal es Don Quijote 1605 la historia de un hidalgo que emprende una serie de alocadas aventuras creyendose un gran paladin como los de las novelas de caballeria esta fue considerada la primera novela moderna Si bien la primera intencion de Cervantes era hacer una parodia conforme se fue gestando la historia adquirio un fuerte sello filosofico y de introspeccion de la mente y el sentimiento humanos pasando del humor a la fina ironia que sin embargo esta exenta de resentimiento o acritud y pone de manifiesto que la cualidad esencial del ser humano es su capacidad de sonar 105 Otro terreno donde se desarrollo la prosa barroca espanola fue la novela picaresca continuando la tradicion iniciada el siglo anterior con el Lazarillo de Tormes 1554 Estuvo representada principalmente por tres nombres Francisco de Quevedo autor de La vida del Buscon 1604 de aspecto amargo y crudamente realista Mateo Aleman que firmo el Guzman de Alfarache publicado en dos partes 1599 y 1604 quiza la mejor en su genero donde el picaro es mas un filosofo que un pobre vagabundo consiguio alcanzar un gran exito en Espana y Europa y se tradujo al Italiano frances y mas tarde al ingles y Vicente Espinel que en El escudero Marcos de Obregon 1618 ofrece una vision agridulce del picaro que pese a sus infortunios encuentra el lado amable de la vida Otro genero fue el de la novela pastoril cultivada principalmente por Lope de Vega autor de La Arcadia 1598 y La Dorotea 1632 esta ultima un drama en prosa cuyos largos dialogos la hacen irrepresentable como drama teatral Por ultimo otra vertiente de la prosa de la epoca fue la conceptista que en paralelo a la poesia desarrollo un estilo de escritura intelectual y cultivado que se servia de los recursos de la linguistica y la sintaxis para describir la realidad circundante generalmente de forma realista y desenganada reflejando la amargura de una epoca donde la mayoria sobrevivia en duras condiciones sociales Su principal exponente fue Baltasar Gracian autor de Agudeza y arte de ingenio 1648 un tratado que desarrolla las posibilidades de la retorica y El Criticon 1651 1655 novela de corte filosofico cuyo argumento es una alegoria de la vida humana que oscila entre la civilizacion y la naturaleza entre la cultura y la ignorancia entre el espiritu y la materia Como escritor conceptista tambien merece nombrarse a Luis Velez de Guevara autor de El diablo cojuelo 1641 novela satirica cercana a la picaresca pero sin sus elementos mas comunes por lo que cabria mas calificarla de costumbrista 106 En Latinoamerica la literatura recibio en general los principales influjos de la metropoli aunque con diversas peculiaridades regionales Destacaron especialmente el teatro y la poesia esta ultima de influencia principalmente gongorina a la que se sumaba el sello indigena y el estilo epico iniciado con La Araucana de Alonso de Ercilla tenemos asi El Bernardo 1624 de Bernardo de Balbuena Espejo de paciencia 1608 del cubano Silvestre de Balboa o La Cristiada 1611 de Diego de Hojeda En Mexico la poesia gongorina alcanzo cotas de gran calidad con poetas como Luis de Sandoval y Zapata Carlos de Siguenza y Gongora Agustin de Salazar y Torres y principalmente Sor Juana Ines de la Cruz que inicio un tipo de poesia didactica y analitica que entroncaria con la Ilustracion Inundacion castalida 1689 La prosa tuvo escasa produccion debido a la prohibicion desde 1531 de cualquier introduccion en las colonias de literatura de ficcion y destaco solamente en el terreno de la historiografia Historica relacion del Reyno de Chile 1646 de Alonso de Ovalle Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada 1688 de Lucas Fernandez de Piedrahita Historia de la conquista y poblacion de la Provincia de Venezuela 1723 de Jose de Oviedo y Banos En Brasil destaco Gregorio de Matos Guerra autor de satiras y poesias religiosas y seculares con influencia de Gongora y Quevedo 107 Teatro EditarArticulo principal Teatro barroco Si bien resulta complicado literariamente hablar de teatro barroco en Europa el Barroco supuso un periodo de esplendor del teatro como genero literario y como espectaculo que se extendio desde Italia al resto de Europa en el siglo XVII Los teatros nacionales que se conformaron durante el siglo XVII tienen caracteristicas propias y diversas 108 El espacio escenico Editar El teatro The Globe en la actualidad Los teatros isabelinos presentaban una forma circular con el escenario en el centro ofreciendo tres de sus lados al publico Eran muy parecidos a los corrales de comedias espanoles 109 Durante el Barroco se definieron los limites estructurales de la sala y se introdujo la utilizacion de medios y aparatos mecanicos que potenciasen el componente visual del espectaculo 110 Las realizaciones sobre el edificio teatral las maquinarias y tramoyas tramoggie desarrolladas en Italia se llevaron al resto de paises europeos Espana Francia y Austria principalmente 111 El nuevo teatro dejo de ser un ambiente unico para dividirse en sala y escenario separados y comunicados a la vez por el proscenio Descorrido el telon el escenario se presentaba como una escena ilusoria apoyada en el notable desarrollo de la escenografia La aplicacion de la perspectiva de la escena a la italiana respuesta a una vision del mundo que confiaba en las leyes cientificas alcanzo una gran sofisticacion con complicadisimos juegos de planos y puntos de fuga 112 La evolucion de los corrales de comedias hasta las salas a la italiana propicio la aparicion de los edificios y salas teatrales contemporaneos 113 El espectaculo teatral Editar El teatro del Barroco fue un espectaculo global que se convirtio en un negocio de distintas variantes 114 Por un lado estaba el teatro popular que se traslado del espacio publico a locales especificamente dedicados a ello como los corrales de comedias en Espana o los teatros isabelinos en Inglaterra En Madrid las cofradias de socorro instituciones de asistencia social que bajo advocacion religiosa proliferaron conforme crecia la Villa convertida en corte real consiguieron el monopolio de la gestion comercial del teatro popular lo que contribuyo a su desarrollo debido a la utilidad publica de la beneficencia permitiendo superar la reticencia de predicadores eclesiasticos e intelectuales hacia el teatro comercial profano que consideraban una fuente de pecado y malas costumbres 115 Se trataba de un teatro narrativo en ausencia de telon y escenografia los cambios de localizacion y tiempo se introducian a traves del texto y eran habituales largos soliloquios apartes y discursos prolongados 116 117 El uso de artificios visuales y decoracion transformo la escena con representaciones donde predominaba el espectaculo visual sobre el texto diferenciandose de la vulgar comedia La comedia de teatro fue un genero ligado al desarrollo de tecnicas y artes especialmente el edificio y la maquinaria teatral que se creaba para su representacion Arquitectos y escenografos de Italia llevaron los inventos sobre el edificio teatral las maquinarias y tramoyas tramoggie al resto de paises europeos Espana Francia y Austria principalmente 111 Las veladas teatrales del Barroco fueran en los teatros de corrales o en los escenarios cortesanos no consistian como actualmente en la representacion de una sola pieza u obra se trataba de toda una fiesta teatral una sucesion de piezas de distintos generos entre los que ocupaba un papel primordial la comedia Estas sesiones seguian una estructuracion fija en la que piezas menores de distintos generos se intercalaban entre los actos del drama principal normalmente una comedia o un auto sacramental Estos generos se diferenciaban basicamente por su funcion dentro de la representacion y por el mayor o menor peso del componente cantado bailado o representado La fiesta teatral barroca pervivio con ligeras variaciones durante los dos primeros tercios del siglo XVIII 118 Italia Editar A finales del siglo XVI una serie de artistas e intelectuales desarrollaron en Florencia una estetica teatral que buscaba imitar la grandiosidad e impacto expresivo del espectaculo griego partiendo de los textos de Aristoteles y Platon la nueva estetica giraba sobre los recursos expresivos de la voz en la declamacion y sobre el papel de la musica como soporte y acompanamiento del texto poetico 119 El ulterior desarrollo de sus teorias dio origen a nuevos generos musicales como la opera la semiopera y la zarzuela 120 En Italia triunfaba la Commedia dell Arte teatro popular basado en la improvisacion que se extendio por toda Europa y perduro hasta principios del siglo XIX 121 Las companias italianas adaptaron para su repertorio una buena cantidad de comedias espanolas Los componentes tragicos propios del teatro espanol que no eran del gusto del publico italiano eran minimizados o eliminados de la obra al tiempo que se dilataban o introducian situaciones comicas que permitieran la aparicion de los personajes y mascaras propios como Pulcinella o el Dottore 122 Su acogida fue tan buena que la antigua Via del Teatro dei Fiorentini de Napoles por entonces parte de la corona de Espana llevaba para 1630 el sobrenombre de Via della commedia spagnola 121 Francia Editar Grabado que muestra una representacion de El enfermo imaginario de Moliere en los jardines del Castillo de Versalles parte de una fiesta dada por Luis XIV para celebrar la reconquista del Franco Condado en 1674 El denominado Rey Sol utilizaba el arte la arquitectura y el teatro para llamar la atencion hacia su monarquia En Francia la tardia influencia del Renacimiento condujo a sus dramaturgos a desarrollar un teatro clasicista dirigido a una audiencia privilegiada Autores como Moliere Racine y Corneille se pronunciaron a favor de los preceptos clasicos del teatro y la regla de las tres unidades dramaticas basados en la Poetica de Aristoteles 123 No obstante la obra de dramaturgos como Corneille acusa la influencia del teatro barroco espanol Se dio asi el Debate de los antiguos y los modernos Querelle des Anciens et des Modernes entre los partidarios del clasicismo y una generacion de dramaturgos la Generacion de 1628 que defendian la libertad creadora y el respeto al gusto del publico Enmarcada en este debate Le Cid 1637 de Corneille fue protagonista de una de las polemicas mas celebres de la historia literaria de Francia la Querelle du Cid Pese a ser una de las obras mas aplaudidas del siglo XVII frances Le Cid fue fuertemente criticada por no respetar los preceptos clasicos especialmente la verosimilitud el decoro y la finalidad educativa 124 En 1680 Luis XIV fundo la Comedie Francaise compania nacional francesa de teatro producto de la fusion de varias companias teatrales y le otorgo el monopolio de las representaciones en frances en Paris y sus arrabales Su nombre surgio por contraposicion con la Comedie Italienne comedia italiana una compania italiana especializada en representaciones de la Comedia del arte con la que sostenian una especial competencia 125 126 Inglaterra Editar La influencia renacentista fue tambien tardia en Inglaterra por lo que no suele hablarse de teatro barroco en la literatura inglesa del XVII sino del teatro isabelino y de la comedia de la Restauracion 108 Entre los dramaturgos de la epoca isabelina cabe destacar a Christopher Marlowe iniciador de la nueva tecnica teatral que puliria William Shakespeare maximo exponente de la literatura inglesa y uno de los mas celebres escritores de la literatura universal 109 Como en Espana el teatro se profesionalizo y traslado el escenario de las plazas a salas publicas y privadas especialmente destinadas al espectaculo dramatico Entre los primeros teatros construidos en Londres se cuentan The Theatre El Teatro The Curtain El Telon The Swan El Cisne The Globe El Globo y The Fortune La Fortuna 127 Tras un parentesis de dieciocho anos en los que la faccion puritana del parlamento ingles consiguio mantener los teatros ingleses clausurados la Restauracion monarquica de Carlos II en 1660 abrio paso a la comedia de la Restauracion una manifestacion de las propuestas esteticas italianas de caracter popular libertino frivolo y extravagante 128 Alemania Editar Comparado con al extraordinario desarrollo en el contexto europeo el teatro aleman del siglo XVII no realizo grandes aportes El dramaturgo aleman mas conocido podria ser Andreas Gryphius que tomo como modelos el teatro de los jesuitas al neerlandes Joost van den Vondel y a Corneille Cabe mencionar tambien a Johannes Velten quien combino la tradicion de los comediantes ingleses y la comedia del arte con el teatro clasico de Corneille y Moliere Su compania de teatro ambulante se cuenta entre las mas importantes del siglo XVII 129 Espana Editar El Corral de comedias de Almagro se conserva tal como era en el siglo XVII El Barroco tuvo su realizacion mas caracteristica en la catolica y contrarreformista Espana que sucedio a Italia en el liderazgo literario que le habia pertenecido durante el Renacimiento nota 8 El teatro hispano del Barroco buscaba contentar al publico con una realidad idealizada en la que se manifiestan fundamentalmente tres sentimientos el religioso catolico el monarquico y patrio y el del honor procedente del mundo caballeresco nota 9 Suelen apreciarse dos periodos o ciclos en el teatro barroco espanol cuya separacion se acentuo hacia 1630 un primer ciclo cuyo principal exponente seria Lope de Vega y en el que cabe mencionar tambien a Tirso de Molina Gaspar de Aguilar Guillen de Castro Antonio Mira de Amescua Luis Velez de Guevara Juan Ruiz de Alarcon Diego Jimenez de Enciso Luis Belmonte Bermudez Felipe Godinez Luis Quinones de Benavente o Juan Perez de Montalban y un segundo ciclo del que seria exponente Calderon de la Barca y que incluye a dramaturgos como Antonio Hurtado de Mendoza Alvaro Cubillo de Aragon Jeronimo de Cancer y Velasco Francisco de Rojas Zorrilla Juan de Matos Fragoso Antonio Coello y Ochoa Agustin Moreto o Francisco de Bances Candamo 130 Se trata de una clasificacion relativamente laxa puesto que cada autor tiene su propio hacer y puede en ocasiones adherirse a uno u otro planteamiento de la formula establecida por Lope La manera de Lope es quiza mas libre que la de Calderon mas sistematizada 131 132 Felix Lope de Vega y Carpio introdujo con su Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo 1609 la comedia nueva con la que establecio una nueva formula dramatica que rompia con las tres unidades aristotelicas de la escuela de poetica italiana accion tiempo y lugar asi como con una cuarta unidad tambien esbozada en Aristoteles la de estilo tanto mezclando en una misma obra elementos tragicos y comicos como valiendose de distintos tipos de verso y estrofa segun lo que se representa 133 Aunque Lope tenia un buen conocimiento de las artes plasticas no dispuso durante la mayor parte de su carrera ni del teatro ni de la escenografia que se desarrollo posteriormente 134 La comedia lopesca otorgaba un papel secundario a los aspectos visuales de la representacion teatral que descansaban sobre el propio texto nota 10 Tirso de Molina fue junto a Lope de Vega y Calderon uno de los tres dramaturgos mas importantes de la Espana del Siglo de Oro Su obra que destaca por su sutil inteligencia y por una profunda comprension de la humanidad de sus personajes puede considerarse un puente entre la primitiva comedia lopesca y el mas elaborado drama calderoniano Aunque parte de la critica discute su autoria Tirso de Molina es conocido sobre todo por dos obras magistrales El condenado por desconfiado y El burlador de Sevilla principal fuente del mito de Don Juan 135 La llegada a Madrid de Cosme Lotti llevo a la corte espanola las tecnicas teatrales mas avanzadas de Europa Sus conocimientos tecnicos y mecanicos se aplicaron en exhibiciones palaciegas llamadas fiestas y en fastuosos despliegues sobre rios o fuentes artificiales denominados naumaquias Tuvo a su cargo los disenos de los jardines del Buen Retiro de la Zarzuela y de Aranjuez y la construccion del edificio teatral del Coliseo del Buen Retiro 120 Las formulas lopescas comenzaron a verse desplazadas por el afianzamiento del teatro palaciego y el nacimiento de nuevos conceptos cuando comenzo la carrera como dramaturgo de Pedro Calderon de la Barca 136 Marcado al principio por las innovaciones de la comedia nueva lopesca el estilo de Calderon marco algunas diferencias con un mayor cuidado constructivo y atencion a su estructura interna Sus obras alcanzaron una gran perfeccion formal un lenguaje mas lirico y simbolico La libertad el vitalismo y la espontaneidad lopesca dieron paso en Calderon a la reflexion intelectual y la precision formal En sus comedias predominan la intencion ideologica y doctrinal sobre las pasiones y la accion e hizo que el auto sacramental alcanzase sus mas altas cotas 137 La comedia de teatro es un genero politecnico multiartistico hibrido en cierta manera El texto poetico se imbrico con medios y recursos procedentes de la arquitectura la pintura y la musica liberandose de la descripcion que en la comedia lopesca suplia la falta de decorados y dedicandose al dialogo de la accion 134 Hispanoamerica Editar Siguiendo la evolucion marcada desde Espana a finales del siglo XVI las companias de comediantes esencialmente trashumantes comenzaron a profesionalizarse Con la profesionalizacion vino la regulacion y la censura al igual que en Europa el teatro oscilaba entre la tolerancia e incluso proteccion del gobierno y el rechazo con excepciones o la persecucion por parte de la Iglesia El teatro resultaba util a las autoridades como instrumento de difusion del comportamiento y modelos deseados el respeto al orden social y a la monarquia escuela del dogma religioso 138 Los corrales se administraban en beneficio de hospitales que compartian los beneficios de las representaciones Las companias itinerantes o de la legua que llevaban el teatro en tablados improvisados al aire libre por las regiones que no disponian de locales fijos precisaban una licencia virreinal para poder trabajar cuyo precio o pincion era destinado a limosnas y obras piadosas 139 Para las companias que trabajaban de forma estable en las capitales y ciudades importantes una de sus principales fuentes de ingresos era la participacion en las festividades del Corpus Christi que les proporcionaba no solo beneficios economicos sino tambien reconocimiento y prestigio social Las representaciones en el palacio virreinal y las mansiones de la aristocracia donde representaban tanto las comedias de su repertorio como producciones especiales con grandes efectos de iluminacion escenografia y tramoya eran tambien una importante fuente de trabajo bien pagada y prestigiosa 139 Nacido en el virreinato de Nueva Espana nota 11 aunque asentado posteriormente en Espana Juan Ruiz de Alarcon es la figura mas destacada del teatro barroco novohispano Pese a su acomodo a la nueva comedia de Lope se han senalado su marcado laicismo su discrecion y mesura y una agudisima capacidad de penetracion psicologica como caracteristicas distintivas de Alarcon frente a sus coetaneos espanoles Cabe destacar entre sus obras La verdad sospechosa una comedia de caracteres que reflejaba su constante proposito moralizante 140 La produccion dramatica de Sor Juana Ines de la Cruz la situa como segunda figura del teatro barroco hispanoamericano Cabe mencionar entre sus obras el auto sacramental El divino Narciso y la comedia Los empenos de una casa 141 Musica EditarTocata y fuga en re menor BWV 565 source source track Tocata y fuga en re menor BWV 565 de Johann Sebastian Bach Aleluya source source El Mesias de Georg Friedrich Handel Primavera 1er movimiento Allegro source source Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi Sonata K 9 en re menor source source Sonata K 9 de Domenico Scarlatti Primer movimiento source source Preludio Adagio de la Sonata en trio Op 2 n º 11 de Arcangelo Corelli Problemas al reproducir estos archivos Articulos principales Musica del Barrocoy Compositores del Barroco Entre los especialistas se acepta que la musica entre los albores del siglo XVII y mediados del siglo XVIII tiene una serie de caracteristicas que permite clasificarla como un periodo estilistico el denominado Barroco en la historia musical occidental Tambien hay coincidencia en que aunque el periodo pueda acotarse entre 1600 y 1750 algunas de las caracteristicas de esta musica ya existian en la Italia de la segunda parte del siglo XVI y otras se mantuvieron en zonas perifericas de Europa hasta finales del siglo XVIII Algunos autores dividen a su vez el barroco musical en tres subperiodos temprano hasta mediados del siglo XVII medio hasta finales del siglo XVII y tardio hasta las muertes de Bach y Handel 142 Se han estudiado paralelismos y similitudes entre los rasgos musicales de esta epoca con los de las otras artes de este periodo historico como la arquitectura y la pintura 142 Sin embargo otros autores estiman excesivas esas analogias prefiriendo senalar los rasgos estilisticos unicamente musicales que pueden ser calificados de barrocos simplemente por ser contemporaneos de las artes plasticas y la literatura y por tener una unidad espiritual y artistica con el periodo post Renacimiento 143 La musica barroca a menudo tenia una textura homofonica donde la parte superior desarrollaba la melodia sobre una base de bajos con importantes intervenciones armonicas La polaridad que resulto del triple y del bajo llevo desde la transicion entre los siglos XVI y XVII al uso habitual del bajo continuo una linea de bajo instrumental sobre la que se improvisaban en acordes los tonos intermedios El bajo continuo era una linea independiente que duraba toda la obra por eso recibe el nombre de continuo Apoyado en la base del bajo se improvisaban melodias mediante acordes con un instrumento que los pudiese producir normalmente un teclado Estos acordes se solian especificar en el pentagrama mediante numeros junto a las notas del bajo de alli el nombre de bajo cifrado El bajo continuo fue esencial en la musica barroca llegandose a denominar la epoca del bajo continuo 144 Entre los muchos compositores barrocos destacan los italianos Claudio Monteverdi Arcangelo Corelli Alessandro Scarlatti Domenico Scarlatti Antonio Vivaldi y Tommaso Albinoni los franceses Jean Baptiste Lully Francois Couperin Jean Philippe Rameau y Marc Antoine Charpentier los alemanes Heinrich Schutz Georg Philipp Telemann Johann Pachelbel y Johann Sebastian Bach y los ingleses Henry Purcell y Georg Friedrich Handel aleman de nacimiento 145 Para Francisco Camino en los 150 anos de este periodo la musica occidental cobro un gran impulso convirtiendose en una de las artes mas variadas extendidas y vigorosas La variedad la aportaban los generos y formas que se establecieron en este periodo aria de capo cantata opera oratorio sonata para tres instrumentos o para uno solo concierto grosso concierto para un instrumento solista preludio fuga fantasia coral suite y tocata La extension geografica de la musica barroca alcanzo a toda Europa desde Italia la musica sonaba en todos los lugares palacios teatros iglesias conventos colegios etc El vigor de las formas barrocas se siguio expandiendo en los siglos siguientes con una fuerza que hoy todavia continua 146 Periodo temprano 1600 1650 Editar El Palacio Ducal de Mantua donde fue estrenada la opera La fabula de Orfeo de Monteverdi en 1607 la primera gran obra maestra del genero Fue un periodo de experimentacion dominado por la supremacia de los estilos monodicos en diversos generos como el madrigal el aria para solista la opera el concierto sacro vocal la sonata para solista o la sonata en trio 144 Asi describe el musicologo Adolfo Salazar la innovacion de la monodia frente a la polifonia se abandonaron las multiples combinaciones de voces superpuestas del Renacimiento la nueva idea de la monodia abogaba por una sola voz protagonista que buscaba que el texto solista y la melodia desnuda se escucharan con claridad expresando los afectos Acompanando al texto y sustentando la melodia el bajo continuo con sus acordes se ocupaba de la armonia 147 Los compositores abandonaron las formas renacentistas de continuidad melodica y ritmica plana con texturas homogeneas y se decantaron por la discontinuidad dentro de la misma obra Se buscaba el contraste de diversas formas entre suave y fuerte entre solos y tuttis entre los variados colores vocales o instrumentales entre rapido y lento entre diferentes voces e instrumentos 148 149 La nueva estetica musical cambio el estilo vocal buscando ser mas expresivo se dejaron de emplear las voces polifonicas renacentistas La nueva forma se basaba sobre todo en una voz solista En Venecia comenzo la opera y se construyeron teatros de opera financiados por las familias nobles poderosas lo que favorecio el desarrollo de la misma y el publico de la ciudad se volco en ello Los compositores experimentaron con el nuevo estilo y entre ellos Monteverdi exploro todas las posibilidades del teatro musical tanto vocales como instrumentales llegando en sus ultimas operas a desarrollar completamente el genero siendo el primero en dotar a los elementos esenciales drama musica accion y expresion de unidad y cohesion 149 150 La opera tiene un papel destacado en la cultura desde entonces En Venecia en el siglo XVII se estima que se estrenaron mas de mil operas y otras mil en el siglo XVIII En los 400 anos de historia de la opera en Italia se han estrenado unas 30 000 operas y en el mundo se estiman unos 50 000 estrenos de obras de opera 151 Periodo intermedio 1650 1700 Editar En esta epoca los fabricantes de violines perfeccionaron este instrumento Fue un periodo de consolidacion La disonancia se acoto de forma mas estricta mientras que el recitativo expresivo desarrollado en el tiempo anterior perdio relieve 144 Entre las innovaciones de este periodo medio aparecio el estilo vocal belcantista que fomento el virtuosismo del cantante Se desarrollo el lenguaje tonal fomentando la aparicion de nuevas formas y generos musicales El contrapunto se volvio a desarrollar aunque de manera totalmente nueva 149 Asi la cantata formada a partir de arias y recitativos relego a la monodia lirica El oratorio y la cantata religiosa en los paises protestantes elevaron el concierto sacro La sonata para solista y para trio alcanzo un modelo estable 144 Desde su amplio florecimiento en Italia la nueva musica se difundio por toda Europa El compositor italiano Jean Baptiste Lully emigro a Francia y alli adapto la nueva musica y la opera al gusto frances dando preferencia en la misma al ballet que tenia un gran predicamento en la corte francesa Bajo la direccion de Lully los instrumentistas de la corte francesa adquirieron un gran nivel tecnico y su orquesta de cuerda que acompanaba sus operas era muy admirada en toda Europa Aunque los instrumentos de cuerda habian dominado el panorama musical en Francia instrumentos como la trompeta y el oboe tuvieron un importante desarrollo tecnico y sus interpretes impulsaron las posibilidades de estos instrumentos que fueron incorporados a las orquestas 152 En Italia en este periodo el violin se destaco como el instrumento mas importante de la orquesta Luthiers italianos como las familias Amati Stradivarius y Guarneri perfeccionaron la construccion del violin estudiaron sus optimas medidas el grosor de sus tablas hasta conseguir una sonoridad mas potente e intensa manteniendo su calidad De sus talleres salieron el violin y sus familiares la viola actual el violonchelo y el contrabajo Paralelo al perfeccionamiento en la construccion de la familia de cuerda la intuicion de los compositores mejoro la intensidad y calidad de su sonoridad gracias a nuevas tecnicas de ejecucion de estos instrumentos Los principales compositores italianos compusieron fundamentalmente para estos instrumentos de cuerda tanto en grandes masas orquestales como en pequenos grupos de instrumentos El concierto y la sonata para instrumento solo o en trio adquirieron un gran desarrollo 152 153 El florecimiento de la musica italiana origino que los artistas italianos fuesen reclamados en toda Europa y estos fueron emigrando e instalandose en otros paises difundiendo el estilo de musica de su pais A finales del siglo XVII la musica italiana tanto la instrumental como la vocal tenia una gran influencia en Europa con especial enfasis en la opera En Austria y Alemania se impuso tanto la musica italiana como la francesa en cambio en Inglaterra predomino la influencia italiana 152 Periodo tardio 1700 1750 Editar En el Barroco tardio la tonalidad quedo definitivamente establecida mediante normas adquiriendo esquemas mas amplios mientras la armonia se fusiono con la polifonia Con estas tecnicas compositivas las formas alcanzaron grandes dimensiones Tambien el estilo antiguo de musica instrumental y religiosa que se habia mantenido durante todo el siglo XVII se renovo en el estilo fugado tonalmente ordenado por J S Bach y otros compositores 154 144 La musica italiana continuo un desarrollo inmenso especialmente la opera Arcangelo Corelli y otros compositores italianos exploraron y extendieron la musica instrumental que alcanzo en desarrollo a la musica vocal Aparecio el concierto para un instrumento solista que los compositores especialmente Antonio Vivaldi consolidaron y llevaron a su esplendor La opera se enriquecio con el incremento de la participacion orquestal y los compositores exploraron las potencialidades expresivas del genero Algunos cantantes de opera alcanzaron gran fama y eran muy populares especialmente los castrati 154 La musica barroca llego a su plenitud en las composiciones de Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Handel junto a la de Domenico Scarlatti Antonio Vivaldi Jean Philippe Rameau y Georg Philipp Telemann 155 Grandes compositores del Barroco tardio Antonio Vivaldi cimento el genero del concierto Es el autor de los conciertos para violin y orquesta Las cuatro estaciones G F Handel destaco en todos los generos musicales especialmente opera y oratorio Compuso El Mesias Domenico Scarlatti compuso sonatas para clavicembalo por las que es universalmente reconocido J S Bach esta considerado la cumbre de la musica barroca Autor de la Pasion segun San Mateo y El clave bien temperado Johann Sebastian Bach desde la tradicion de la iglesia alemana protestante fusiono los conocimientos musicales de su epoca Analizo la obra de los otros compositores copiando y arreglando sus partituras Asi conocio los estilos de los principales compositores de Italia Francia Alemania y Austria De los italianos y sobre todo de Vivaldi aprendio a desarrollar los temas con concision y en grandes proporciones asi como a ajustar el esquema armonico Los elementos que asimilo los desarrollo en toda su potencialidad lo que unido a su maestria en el contrapunto dio origen a su personal estilo bachiano 156 Bach compuso sus obras maestras a partir de 1720 cuando un nuevo estilo forjado en los teatros de opera italianos se extendia ya por Europa pareciendo ya anticuada su forma de componer Por ello el conocimiento completo de su obra debio esperar al siglo XIX 157 En cambio Haendel tambien aleman de nacimiento pero con una formacion musical tanto alemana como italiana se establecio en Londres y compuso en un lenguaje musical totalmente cosmopolita operas italianas creo el oratorio ingles y dio nuevos significados a otros estilos tradicionales 155 Danza Editar Luis XIV en el Ballet Royal de la Nuit 1653 Articulo principal Danza barroca La danza no tenia en el siglo XVII la misma consideracion de arte que tiene hoy dia y era considerada mas bien un pasatiempo un acto ludico aunque con el tiempo fue cobrando protagonismo y empezo a ser considerada como una actividad elevada Asimismo si bien en un principio era tan solo un acompanamiento de otras actividades como el teatro o diversos generos musicales progresivamente fue cobrando autonomia respecto a estas modalidades hasta que en el siglo XVIII se consolido definitivamente como una actividad artistica autonoma A finales del siglo XVI el principal pais donde se otorgaba una cierta importancia a la danza era Francia con el denominado ballet de cour el cual incluso hizo evolucionar la musica instrumental de melodia unica pero con una ritmica adaptada a la danza Aun asi su utilizacion en la corte francesa era mas que nada un acto propagandistico con el que demostrar la magnificencia de la realeza o con que agasajar a visitantes y diplomaticos y donde se valoraban mas la escenografia el porte y la elegancia que la coreografia o la habilidad fisica 158 Sin embargo a principios del siglo XVII el epicentro de la danza vario de Francia a Inglaterra donde fue favorecida por los Tudor y posteriormente los Estuardo con un tipo de espectaculo llamado masque donde se conjugaba la musica la poesia el vestuario y la danza Una variante de esta modalidad fue la antimasque aparecida en 1609 como un complemento a la anterior donde frente al canto y al dialogo se desarrollo un tipo de espectaculo donde predominaba la actuacion y el gesto el movimiento puramente coreografico Con el tiempo la antimasque se separo de la masque y paso a ser un espectaculo autonomo poniendo los cimientos de la danza moderna 159 A mediados del siglo XVII sin embargo las mayores innovaciones se dieron nuevamente en Francia gracias sobre todo al patrocinio del rey Luis XIV asi como al mecenazgo del cardenal Mazarino que introdujo el gusto por la opera genero recien surgido en Italia en cuyas representaciones era habitual la presencia de ballets en los entreactos Sin embargo el hecho de que las operas eran representadas por aquel entonces en italiano hizo que el publico frances prefiriese los ballets que acompanaban a las operas a estas mismas por lo que poco a poco fueron ganando importancia De ello se dio cuenta el musico Jean Baptiste Lully que empezo una serie de reformas que convirtieron el ballet en un arte escenico cercano al que conocemos hoy dia Lully fue el autor del Ballet Royal de la Nuit 1653 un gran espectaculo que duro trece horas y donde intervino el propio rey caracterizado de Apolo dios del sol de donde viene su apodo de Rey Sol 160 Luis XIV favorecio la profesionalizacion de la danza para lo que creo la Academia real de Danza en 1661 la primera de esta modalidad en el mundo En ella desarrollo su labor Pierre Beauchamp quiza el primer coreografo profesional creador de la danse d ecole el primer sistema pedagogico de la danza Beauchamp introdujo el en dehors la rotacion de las piernas hacia fuera uno de los pasos tradicionales del ballet clasico asi como las cinco posiciones de los pies que varian en diferentes grados de apertura respecto al eje central del cuerpo Por otro lado la Academia favorecio la transformacion del ballet en grandes espectaculos donde ademas de la danza destacaban los elementos dramatico y musical Asi como el principal referente musical fue como se ha visto Lully a nivel dramatico jugo un papel esencial Moliere creador del comedie ballet un genero de danza inspirado en la commedia dell arte italiana Por ultimo cabria mencionar a Raoul Auger Feuillet que en 1700 desarrollo un nuevo sistema de notacion de danza gracias al cual han sobrevivido numerosas coreografias de la epoca 161 Vease tambien EditarHistoria del arte Estudio de la Historia del Arte Historia de la estetica Historia de la arquitectura Historia de la escultura Historia de la pintura Historia de la literatura Historia de la musica Historia del teatro Historia de la opera Historia de la danza Neobarroco Arquitectura efimera barroca espanolaReferencias EditarNotas aclaratorias Editar Para Jose Maria de Azcarate Ristori por ejemplo se suelen distinguir en cada estilo escuela o periodo artistico las siguientes fases con las naturales variaciones concretas en cada caso fase preclasica donde se comienzan a configurar los signos distintivos de cada estilo concreto se suelen denominar con los prefijos proto o pre como el prerromanticismo fase clasica donde se concretan los principales signos caracteristicos del estilo que serviran de puntos de referencia y supondran la materializacion de sus principales realizaciones fase manierista donde se reinterpretan las formas clasicas elaboradas desde un punto de vista mas subjetivo por parte del autor fase barroca que es una reaccion contra las formas clasicas deformadas a gusto y capricho del artista fase arcaizante donde se vuelve a las formas clasicas pero ya con la evidente falta de naturalidad que le es intrinseca se suele denominar con el prefijo post como el postimpresionismo y fase recurrente donde la falta de referentes provoca una tendencia al eclecticismo se suelen denominar con el prefijo neo como el neoclasicismo Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 14 16 Termino proveniente de la filosofia neoplatonica donde aludia a una categoria metafisica inscrita en la historia con un determinado desarrollo en el tiempo d Ors 2002 p 67 D Ors distinguio 22 fases barrocas a lo largo de la historia del arte que definio de forma un tanto hiperbolica poniendoles nombres en latin al estilo de la clasificacion de especies en la historia natural donde al genero Barocchus corresponderian las siguientes especies Barocchus pristinus el arte prehistorico B archaicus el arte arcaico griego B macedonicus el arte helenistico griego B alexandrinus el arte helenistico alejandrino B romanus el arte romano B buddhicus el arte budista B pelagianus el arte del pelagianismo B gothicus el arte gotico B franciscanus el arte franciscano B manuelinus el arte manuelino B orificensis el arte plateresco B nordicus el arte del norte de Europa B palladianus el arte palladiano B rupestris el arte grutesco una variante del manierismo B maniera el arte manierista B tridentinus sive jesuiticus el arte del periodo Barroco propiamente dicho B rococo el arte rococo B romanticus el arte romantico B finisaecularis el arte modernista B posteabellicus el arte expresionista B vulgaris el arte popular o folklorico y B officinalis el arte de Carnaval d Ors 2002 p 93 A lo largo de todo el siglo se sucedieron continuos episodios de malas cosechas que unidas en numerosas ocasiones a la peste y la guerra provocaron graves hambrunas Entre las mas graves se encuentran la de 1625 en Francia 1630 y 1631 en Francia e Italia 1637 en Francia y Alemania 1661 y 1662 nuevamente en Francia 1693 y 1694 en Francia y Paises Bajos y 1696 en casi toda Europa septentrional La recurrencia de estas desgracias puso de moda la invocacion A fame peste e bello libera nos Domine del hambre la peste y la guerra libranos Senor Bennassar 1995 pp 14 15 La peste bubonica fue recurrente a todo lo largo del siglo que si bien fue el ultimo en tener grandes pestes en Europa dejo a su poblacion diezmada En Londres por ejemplo se registraron graves epidemias en 1603 1625 1636 y 1665 con un total de 130 000 fallecidos En Mantua la peste de 1630 elimino al 70 de su poblacion Bennassar 1995 pp 17 18 El acta de la Sesion XXV del Concilio de Trento recoge que el artista no solo instruya y confirme al pueblo recordandole los articulos de la fe sino que ademas le mueva a la gratitud ante el milagro y beneficios recibidos ofreciendole el ejemplo a seguir y sobre todo excitandole a adorar y aun a amar a Dios Antonio 1989 p 6 El mismo reconocia que yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo Viaje del Parnaso 1614 Garcia Madrazo y Moragon 1997 p 172 Gonzalez Mas 1980 pp 1 2 Fue en Espana por supuesto donde este Barroco italiano encontro la acogida mas entusiasta y fue Espana la nacion contrarreformista catolica y barroca por excelencia la que lo maduro y lo extendio por toda Europa produciendo en el orden Barroco tantas obras maestras de la literatura mundial como ningun pais ha producido nunca asumiendo con justicia el papel de maestra literaria de Europa que durante el Renacimiento habia pertenecido a Italia Pedro Crespo de El alcalde de Zalamea une los tres sentimientos en una frase Al rey la hacienda y la vida se ha de dar pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios Vease Gonzalez Mas 1980 p 8 Oye atento y del arte no disputes que en la comedia se hallara de modo que oyendola se pueda saber todo Lope de Vega Arte nuevo de hacer comedias p 301 citado en Amadei Pulice 1990 p 6 Segun las declaraciones del propio dramaturgo nacio en la Ciudad de Mexico en 1580 o 1581 Sin embargo se ha encontrado una partida de bautismo fechada el 30 de diciembre de 1572 en Taxco perteneciente a un nino llamado Juan hijo de Pedro Ruiz de Alarcon y Leonor de Mendoza los padres del poeta A pesar de las declaraciones de Alarcon la mayoria de la critica considera a Taxco como su lugar de nacimiento Vease Lola Josa Juan Ruiz de Alarcon y su nuevo arte de entender la comedia Madrid Asociacion Internacional de Hispanistas 2008 pp 7 14 Notas al pie Editar a b c Chilvers 2007 p 83 a b c AA VV 1990 p 354 Mayor Ortega 1998 p 168 Comellas 2010 p 82 a b c Martinez Ripoll 1989 p 8 Martinez Ripoll 1989 p 10 Hatzfeld 1966 pp 52 56 Cabanne Soler Llopis y Masafret Seoane 2007 p 6 Souriau 1998 p 182 Cabanne Soler Llopis y Masafret Seoane 2007 p 7 Mayor Ortega 1998 pp 161 163 Bennassar 1995 p 74 Martinez Ripoll 1989 p 6 Martinez Ripoll 1989 pp 18 20 Mayor Ortega 1998 pp 168 169 Rene Descartes Discurso del metodo parte IV Consultado el 28 de octubre de 2012 Martinez Ripoll 1989 p 14 Antonio 1989 pp 6 9 Onians 2008 pp 186 187 Eco 2004 p 229 Hatzfeld 1966 p 15 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 479 480 Martinez Ripoll 1989 pp 5 6 William Shakespeare Como gusteis Consultado el 28 de octubre de 2012 Martinez Ripoll 1989 pp 16 17 Martinez Ripoll 1989 pp 17 18 Giorgi 2007 p 82 Giorgi 2007 pp 12 21 Giorgi 2007 pp 27 57 Albert de Paco 2007 pp 280 281 Albert de Paco 2007 pp 274 275 a b Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 481 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 482 Albert de Paco 2007 p 277 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 483 Martinez Ripoll 1989 pp 122 127 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 488 Toman 2007 pp 123 133 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 543 Toman 2007 pp 86 90 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 545 546 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 546 550 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 490 491 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 492 Toman 2007 pp 180 181 Toman 2007 pp 182 183 Toman 2007 pp 112 118 Toman 2007 pp 266 271 Onians 2008 p 161 Toman 2007 p 272 Mezquita Nuruosmaniye Consultado el 1 de abril de 2013 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 551 555 a b c AA VV 1990 p 355 Toman 2007 p 121 Maria Jose Rubin Iglesias y conventos de Goa Consultado el 30 de enero de 2011 Las iglesias barrocas de Filipinas Consultado el 4 de noviembre de 2012 Fernandez Arenas 1988 pp 330 332 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 493 Martinez Ripoll 1989 pp 70 80 Toman 2007 pp 292 297 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 498 499 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 556 565 Toman 2007 p 320 336 Toman 2007 p 316 318 AA VV 1990 p 81 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 502 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 502 504 Martinez Ripoll 1989 pp 50 54 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 509 510 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 511 Toman 2007 pp 386 389 Cantera Montenegro 1989 pp 102 116 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 575 576 Antonio 1989 pp 84 104 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 584 588 Antonio 1989 pp 118 126 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 516 Martinez Ripoll 1989 pp 40 78 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 524 531 Toman 2007 p 476 480 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 598 a b Honour y Fleming 2002 pp 608 609 Cantera Montenegro 1989 pp 116 117 AA VV 1990 p 1393 Cantera Montenegro 1989 pp 56 62 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 501 Cantera Montenegro 1989 p 68 Cantera Montenegro 1989 pp 62 66 Greiner Mai 2006 p 38 Greiner Mai 2006 pp 35 36 Garcia Madrazo y Moragon 1997 pp 164 165 Riquer y Valverde 2007 pp 9 11 Garcia Madrazo y Moragon 1997 pp 170 171 Garcia Madrazo y Moragon 1997 pp 169 170 Greiner Mai 2006 p 36 Riquer y Valverde 2007 pp 64 69 Riquer y Valverde 2007 pp 12 13 Riquer y Valverde 2007 p 68 Greiner Mai 2006 p 35 Greiner Mai 2006 pp 37 38 Lazaro Carreter y Tuson 1982 p 160 Garcia Madrazo y Moragon 1997 pp 165 167 Garcia Madrazo y Moragon 1997 pp 167 169 Lazaro Carreter y Tuson 1982 p 167 Garcia Madrazo y Moragon 1997 pp 172 176 Garcia Madrazo y Moragon 1997 pp 176 178 AA VV 1990 p 1532 a b Valverde 1981 pp 95 97 a b Fournier Marcos y Gonzalez Robles 2003 pp 165 168 Amadei Pulice 1990 pp 3 5 a b Amadei Pulice 1990 pp 8 9 Ocampo 1985 pp 126 128 Gomez Garcia 1998 p 88 Sanz Ayan 2006 p 18 Sanz Ayan 2000 p 2 Salguero Arroyo 1993 p 22 Von Schack 2008 pp 89 93 Molina Jimenez 2008 pp 41 46 Amadei Pulice 1990 pp 9 11 a b Amadei Pulice 1990 pp 26 27 a b D Antuono 1999 pp 1 3 D Antuono 1999 pp 7 14 Spielvogel 2009 p 480 Vinas Piquer 2007 pp 175 177 Gomez Garcia 1998 p 191 Il etait une fois Comedie francaise fr en frances Archivado desde el original el 20 de octubre de 2011 Consultado el 11 de diciembre de 2011 Petruzzi 2005 pp 174 176 Santaemilia Ruiz 2000 p 76 Franzbach 1999 pp 175 177 Gonzalez Mas 1980 p 13 Gonzalez Mas 1980 p 91 Gonzalez Mas 1995 pp 99 100 Lope de Vega 2010 pp 446 447 Archivado el 27 de mayo de 2014 en Wayback Machine a b Amadei Pulice 1990 pp 6 9 Wilson 1992 pp 155 158 Amadei Pulice 1990 pp 21 22 Molina Jimenez 2008 p 56 Ramos Smith 1998 pp 79 80 a b Ramos Smith 1998 pp 85 86 Suarez Radillo 1998 pp 133 134 Suarez Radillo 1998 p 141 a b Lathan y AA VV 2009 p 160 Randel y AA VV 1997 p 146 a b c d e Randel y AA VV 1997 pp 128 y 147 Bennett 2002 p 33 Camino 2002 p 25 Camino 2002 pp 17 19 Lathan y AA VV 2009 pp 160 161 a b c Camino 2002 pp 21 22 Valls Gorina 1988 pp 139 140 Kreutziger Herr y Boning 2010 p 132 a b c Camino 2002 pp 22 23 Valls Gorina 1988 pp 89 90 a b Camino 2002 p 24 a b Lathan y AA VV 2009 p 163 Grout Palisca pp 535 538 Grout Palisca pp 558 560 Abad Carles 2004 p 30 Abad Carles 2004 pp 33 35 Abad Carles 2004 pp 35 37 Abad Carles 2004 pp 38 44 Bibliografia Editar AA VV 1991 Enciclopedia del Arte Garzanti Barcelona Ediciones B ISBN 84 406 2261 9 AA VV 1990 Diccionario Enciclopedico Larousse Barcelona Planeta ISBN 84 320 6072 0 Abad Carles Ana 2004 Historia del ballet y de la danza moderna Madrid Alianza Editorial ISBN 84 206 5666 6 Albert de Paco Jose Maria 2007 El arte de reconocer los estilos arquitectonicos Barcelona Optima ISBN 978 84 96250 72 7 Amadei Pulice Maria Alicia 1990 Calderon y el barroco exaltacion y engano de los sentidos John Benjamins Publishing Company ISBN 9781556190742 Antonio Trinidad de 1989 El siglo XVII espanol Madrid Historia 16 Azcarate Ristori Jose Maria de Perez Sanchez Alfonso Emilio Ramirez Dominguez Juan Antonio 1983 Historia del Arte Madrid Anaya ISBN 84 207 1408 9 Bennassar Bartolome 1995 La Europa del siglo XVII Madrid Anaya ISBN 84 207 3236 2 Bennett Roy 2003 Lexico de Musica Madrid Akal ISBN 97 88 44601 129 3 Cabanne Pierre Soler Llopis Joaquim Masafret Seoane Marta 2007 El Barroco Barcelona Larousse ISBN 978 84 8016 472 6 Camino Francisco 2002 Barroco Madrid Ollero y Ramos Editores SL ISBN 84 7895 172 5 Cantera Montenegro Jesus 1989 El clasicismo frances Madrid Historia 16 Chilvers Ian 2007 Diccionario de arte Madrid Alianza Editorial ISBN 978 84 206 6170 4 Comellas Jose Luis 2010 Historia sencilla de la Musica Madrid Rialp ISBN 978 84 321 3694 8 D Antuono Nancy L 1999 La comedia espanola en la Italia del siglo XVII la Commedia dell Arte En Henry W Sullivan Raul A Galoppe Mahlon L Stoutz ed La comedia espanola y el teatro europeo del siglo XVII Tamesis Books ISBN 9781855660434 d Ors Eugeni 2002 Lo barroco Madrid Tecnos Alianza ISBN 84 309 3764 1 Eco Umberto 2004 Historia de la belleza Barcelona Lumen ISBN 84 264 1468 0 Fernandez Arenas Jose 1988 Arte efimero y espacio estetico Barcelona Anthropos ISBN 84 7658 078 9 Fournier Marcos Celinda Gonzalez Robles Jose Ivan 2003 Clasicos de la Literatura Universal Cengage Learning Editores ISBN 9789706861801 Franzbach Martin 1999 La recepcion de la comedia en la Europa de lengua alemana en el siglo XVII En Henry W Sullivan Raul A Galoppe Mahlon L Stoutz ed La comedia espanola y el teatro europeo del siglo XVII Tamesis Books ISBN 9781855660434 Garcia Madrazo Pilar Moragon Carmen 1997 Literatura Madrid Piramide ISBN 84 368 0539 9 Giorgi Rosa 2007 El siglo XVII Barcelona Electa ISBN 978 84 8156 420 4 Gomez Garcia Manuel 1998 Diccionario del teatro Madrid Ediciones AKAL ISBN 9788446008279 Gonzalez Mas Ezequiel 1980 Historia de la literatura espanola Siglo XVII Barroco Volumen 3 La Editorial UPR ISBN 9780847731282 Greiner Mai Herbert 2006 Diccionario Akal de literatura general y comparada Madrid Akal ISBN 84 460 1863 2 Grout Donald G Palisca Claude V Historia de la musica occidental Madrid Alianza editorial ISBN 84 206 6570 3 Hatzfeld Helmut 1966 Estudios sobre el Barroco Gredos Madrid Honour Hugh Fleming John 2002 Historia mundial del arte Akal Madrid ISBN 84 460 2092 0 Kreutziger Herr Annette Boning Winfriend 2010 La musica clasica 101 preguntas fundamentales Madrid Alianza Editorial ISBN 978 84 206 6417 0 Lazaro Carreter Fernando Tuson Vicente 1982 Literatura espanola Madrid Anaya ISBN 84 207 1758 4 Lathan Alison AA VV 2010 Diccionario Enciclopedico de la Musica traduccion deThe Oxford Companion to Music Mexico D F Editorial de Cultura Economica ISBN 97 860 71 6002 02 Lope de Vega Felix 2010 Comedias El Remedio en la Desdicha El Mejor Alcalde El Rey La Moza de Cantaro MobileReference ISBN 97 816 07 7889 42 Martinez Ripoll Antonio 1989 El Barroco en Europa Madrid Historia 16 Martinez Ripoll Antonio 1989 El Barroco en Italia Madrid Historia 16 Mayor Ortega Beatriz 1998 Atlas historico Madrid Grupo Libro ISBN 84 7906 331 9 Molina Jimenez Maria Belen 2008 El teatro musical de Calderon de la Barca Analisis textual EDITUM ISBN 9788483717189 Ocampo Estela 1985 Apolo y la mascara 1a edicion Icaria ISBN 9788474261059 Onians John 2008 Atlas del arte Barcelona Blume ISBN 978 84 9801 293 4 Petruzzi Herminia 2005 Tomo la palabra Ediciones Colihue SRL ISBN 9789505813261 Ramos Smith Maya 1998 Actores y companias en America durante la epoca virreinal En Concepcion Reverte Bernal Mercedes de los Reyes Pena ed America y el teatro espanol del Siglo de Oro II Congreso Iberoamericano de Teatro America y el Teatro Espanol del Siglo de Oro Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cadiz pp 77 99 ISBN 9788477865360 Randel Don Michael AA VV 1997 Diccionario Harvard de Musica Madrid Alianza Editorial ISBN 84 206 5254 7 Riquer Martin de Valverde Jose Maria 2007 Historia de la literatura universal 2 Madrid Gredos ISBN 978 84 249 2874 2 Rodriguez Ruiz Delfin 1989 Barroco e Ilustracion en Europa Madrid Historia 16 Santaemilia Ruiz Jose 2000 Genero como conflicto discursivo la sexualizacion del lenguaje de los personajes comicos Universidad de Valencia ISBN 9788437042695 Sanz Ayan Carmen 2006 Pedagogia de reyes El teatro palaciego en el reinado de Carlos II Real Academia de la Historia ISBN 9788496849143 Souriau Etienne 1998 Diccionario Akal de Estetica Madrid Akal ISBN 84 460 0832 7 Spielvogel Jackson 2009 Historia Universal Civilizacion de Occidente Cengage Learning Editores ISBN 9786074811391 Suarez Radillo Carlos Miguel 1998 Vision panoramica del teatro Barroco hispanoamericano En Concepcion Reverte Bernal Mercedes de los Reyes Pena ed America y el teatro espanol del Siglo de Oro II Congreso Iberoamericano de Teatro America y el Teatro Espanol del Siglo de Oro Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cadiz pp 131 150 ISBN 9788477865360 Toman Rolf 2007 El Barroco Colonia Ullmann ISBN 978 3 8331 4659 6 Valls Gorina Manuel 1988 Para entender la musica Madrid Alianza Editorial ISBN 84 206 1697 4 Valverde Jose Maria 1981 El barroco una vision de conjunto Editorial Montesinos pp 95 97 ISBN 9788485859023 Vinas Piquer David 2007 Historia de la critica literaria Editorial Ariel ISBN 9788434425125 Von Schack Adolf Friedrich 2008 Historia de la literatura y del arte dramatico en Espana Echo Library ISBN 9781406873276 Wilson Edward M Moir Duncan 1992 Historia de la literatura espanola Siglo De Oro Teatro 1492 1700 Editorial Ariel ISBN 9788434483545 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Barroco Introduccion al arte Barroco Datos Q37853 Multimedia Baroque art Citas celebres BarrocoObtenido de https es wikipedia org w index php title Barroco amp oldid 137334696, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos