fbpx
Wikipedia

Artes decorativas

Se denomina artes decorativas a todas aquellas actividades relacionadas con el arte o la artesanía destinadas a producir objetos con una finalidad a la vez utilitaria y ornamental. Son por lo general obras realizadas con una elaboración industrial o artesanal pero persiguiendo una cierta finalidad estética. El concepto es sinónimo de las llamadas artes aplicadas o artes industriales, también llamadas a veces artes menores en contraposición a las artes mayores o bellas artes. En cierto sentido, las artes decorativas es un término aplicado preferentemente a las artes industriales, así como a la pintura y la escultura, cuando su objetivo no es el de generar una obra única y diferenciada, sino que buscan una finalidad decorativa y ornamental, con una producción generalmente seriada.[1]

Mosaico: Pastoral celeste (c. 400-450), mausoleo de Gala Placidia, Rávena
Vidriera: Moisés en el monte Sinaí y Moisés ante el faraón (siglo XIII), catedral de Colonia
Forja: Reja de entrada a los pabellones Güell (1883-1887), de Antoni Gaudí
Tapiz: El oráculo de Decio Mus (c. 1650), tapiz de Jean Raes sobre un cartón de Peter Paul Rubens, Rubenshuis, Amberes

Las artes decorativas incluyen procedimientos y técnicas como la cerámica, el mosaico, la ebanistería, la orfebrería, la glíptica, el esmalte, la taracea, la metalistería, el textil, la tapicería, la corioplastia o la vidriería. También a menudo engloba las artes gráficas (grabado) y la miniatura, así como algunas obras de arquitectura, pintura y escultura destinadas a la ornamentación y concebidas en serie, no como obras individuales.[2]

Las artes decorativas han estado presentes en mayor o menor medida en todos los períodos de la historia del arte en general, bien por solitario o bien en conjunción con otras artes, especialmente la arquitectura. En muchos casos han marcado de forma determinante algún período histórico, como el arte bizantino, el islámico o el gótico, de tal forma que no sería posible valorarlo adecuadamente sin la presencia de este tipo de realizaciones. En otros casos, especialmente el de culturas nómadas, es el único tipo de realización artística llevado a cabo por estos pueblos, como es el caso de los escitas o de los pueblos germánicos que invadieron el Imperio romano. En muchas culturas las artes decorativas han tenido un estatus similar al resto de las artes, como es el caso de la cerámica griega o la laca china. Cabe también valorar la estrecha relación entre las artes decorativas y la cultura popular, que a menudo ha tenido en este medio su principal vía de expresión.[3]

Concepto

 
Interior de estilo modernista de la casa Vicens (Barcelona, 1883-1888), de Antoni Gaudí

Este tipo de técnicas entra dentro del concepto de arte (del latín ars, artis, y este del griego τέχνη téchnē),[4]​ una manifestación creativa del ser humano entendida generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos y materiales. El arte es un componente de la cultura, que refleja en su concepción los sustratos económicos y sociales, así como la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.[5]

La clasificación del arte ha tenido una evolución paralela al concepto mismo de arte: durante la antigüedad clásica se consideraba arte todo tipo de habilidad manual y destreza, de tipo racional y sujeta a reglas, por lo que entraban en esa denominación tanto las actuales bellas artes como la artesanía y las ciencias.[6]​ En el siglo II Galeno dividió el arte en artes liberales y artes vulgares, según si tenían un origen intelectual o manual. En el Renacimiento empezó a considerarse que la arquitectura, la pintura y la escultura eran actividades que requerían no solo oficio y destreza, sino también un tipo de concepción intelectual que las hacían superiores a otros tipos de manualidades.[7]​ En 1746, Charles Batteux estableció en Las bellas artes reducidas a un único principio la concepción actual de bellas artes, donde incluyó la pintura, la escultura, la música, la poesía y la danza, mientras que mantuvo el término «artes mecánicas» para el resto de actividades artísticas, y señaló como actividades entre ambas categorías la arquitectura. Con el tiempo esta lista sufrió variaciones y, a fecha de hoy, no está del todo cerrada, pero en general sentó una base comúnmente aceptada.[8]

Los términos «artes decorativas», «artes aplicadas», «artes industriales» o «artes menores» surgieron por oposición a las «bellas artes» o «artes mayores», aunque a menudo la frontera no está del todo clara.[9]​ En general, dentro de las artes plásticas la función decorativa se considera secundaria: así, si la pintura tiene por sí sola una autonomía como obra de arte, en su aplicación a un objeto pierde esa singularidad para cumplir una función subordinada, la de embellecer ese objeto. Si la pintura puede representar una visión del mundo en la libertad conceptual del artista, la pintura decorativa se moverá en un círculo cerrado de temas y motivos.[10]

 
Cama con forma de carro triunfal a la romana (c. 1804-1830), caoba, chapa de palma de caoba, limonero de Ceilán, pino, roble y madera dorada y pintada, Museo del Diseño de Barcelona

Probablemente la separación entre artes mayores y menores vino de la distinción por parte de la crítica de arte de lo «bello» y lo «útil»: a lo primero se le concedió una categoría más elevada, pues parecía dirigirse más directamente al intelecto y/o el espíritu, mientras que lo segundo tenía una finalidad más práctica y mundana. Esta distinción no dejaba de ser subjetiva, puesto que una actividad como la arquitectura, englobada en las artes mayores, es ciertamente útil, mientras que muchas artes menores, aun siendo útiles, pueden ser bellas.[11]

Aunque las artes decorativas eran consideradas como un arte menor, desde el siglo XVIII adquirieron cierta autonomía y, desde entonces, se empezó a valorar más su aspecto estético frente al utilitario y numerosas de sus producciones fueron valoradas como obras de arte con una singularidad propia.[10]​ Sin embargo, las artes decorativas aplicadas a la industria —más propiamente llamadas hoy día «artes industriales»— se fueron separando de este concepto, por cuanto en este tipo de objetos la decoración es por lo general algo secundario; así, la estética funcionalista tendió a valorar más los objetos por su utilidad, rechazando una decoración a menudo sobreañadida.[10]

El término «artes decorativas» se forjó en el tercer tercio del siglo XIX, principalmente como sustitución del término «artes menores», que resultaba peyorativo.[12]​ En la génesis de las artes decorativas o industriales están indefectiblemente unidos la practicidad y la estética. Así, la producción de objetos englobados en este término debe tener en cuenta la finalidad del producto (enseres, vestidos, utensilios, mobiliario) tanto como su aspecto formal. Así, no entrarían en esta categoría un objeto utilitario que sea posteriormente decorado o, por el contrario, otro de aspecto artístico que no cumpla una función práctica.[13]​ Pese a todo, a menudo se han considerado artes decorativas productos con una simple función ornamental, pero producidos en serie, con lo que se alejarían del concepto de obra única del arte con mayúsculas.[14]

Un factor decisivo en la nueva concienciación de las artes decorativas fue la publicación entre 1860 y 1863 del libro Der Stil in den technischen und tectonischen künsten der praktische Aestetik, de Gottfried Semper, donde prestaba una especial atención a las artes decorativas dentro de la historia del arte. Esta obra influyó en el historiador formalista Alois Riegl, quien en sus análisis de la historia del arte en función del estilo incluyó igualmente las artes decorativas. Para Riegl, quien fue conservador del Museo de Artes Decorativas de Viena, las técnicas usadas en la producción artística marcaban la evolución de las formas artísticas.[15]

Terminología

 
El ángel de la Resurrección (1904), vidriera de Louis Comfort Tiffany, First Presbyterian Church, Indianápolis

A las artes relacionadas con la decoración se les ha aplicado a lo largo de la historia numerosos términos más o menos sinónimos, que si bien pueden tener algunas diferencias de matiz en general expresan el mismo concepto:

  • Artes decorativas: el término incide en la finalidad decorativa de este tipo de artes, por cuanto su finalidad es la de ornamentar un espacio determinado, motivo este por el que se las considera especialmente ligadas a la arquitectura. En general se considera el término más adecuado y que otorga una mayor dignidad, prueba de ello es que la mayoría de museos dedicados a este tipo de obras suelen denominarse Museos de Artes Decorativas.[16]
  • Artes menores: surgió en confrontación con la idea de artes mayores o bellas artes (arquitectura, escultura y pintura), si bien resulta peyorativo y marca unas fronteras que no son reales, ya que la pintura y la escultura pueden ser consideradas en ciertos casos como artes decorativas.[17]
  • Artes útiles o utilitarias: este término pone énfasis en el aspecto práctico de este tipo de realizaciones, lo que minusvalora su componente estético, al tiempo que cabría discutir si la utilidad de algunas bellas artes como la arquitectura las rebajaría a este nivel.[18]
  • Artes funcionales: de forma análoga al anterior, se incide en el aspecto funcional de estas obras, lo que origina un debate similar, al que se puede añadir si las artes mayores no tienen también una función.[19]
  • Artes aplicadas: este término proviene de la relación entre este tipo de disciplinas artísticas y su producción de tipo artesanal o industrial, ya que por lo general son creadas mediante diversas técnicas y procedimientos especializados que necesitan una formación profesional o semiprofesional. Así, la mayoría de escuelas donde se aprenden estos oficios suelen denominarse Escuelas de Artes Aplicadas (o de Oficios Artísticos).[20]
  • Artes auxiliares: se incide aquí en el aspecto secundario de este tipo de disciplinas por cuanto sus producciones están destinadas a decorar las obras «mayores», preferentemente espacios arquitectónicos. Nuevamente es un término peyorativo y que no engloba todas estas realizaciones, que en muchos casos pueden tener una autonomía por sí mismas.[16]
  • Artesanía, oficios artísticos: en esta acepción se incide en el aspecto productivo de estas obras en cuanto a la profesionalidad de sus artífices, en la consideración de ser objetos hechos a mano, sin un proceso de fabricación mecánico. Buena parte de este concepto viene del movimiento Arts and Crafts (Artes y Oficios), surgido en el Reino Unido en el siglo XIX.[21]
  • Artes manuales: término poco empleado en general, incide en la manualidad de este tipo de obras, lo que excluye su producción mecánica en muchos casos.[21]
  • Artes industriales: en contraposición al anterior, se expresa aquí el proceso de mecanización y de producción fabril de muchas de estas obras, especialmente desde la Revolución Industrial. Cabría discutir aquí si este tipo de fabricación se hace en menoscabo del proceso creador del artista o es simplemente una herramienta que ayuda en su realización. Quizá propiamente solo sea aplicable a aquellas obras producidas en serie.[22]
  • Artes suntuarias: el término suntuario significa «perteneciente o relativo al lujo»,[23]​ por lo que se aplica preferentemente a aquellas artes decorativas realizadas con materiales preciosos (oro, plata, joyas).

Factores determinantes

 
Huevo de la Coronación imperial (1897), de Peter Carl Fabergé, Museo Fabergé, San Petersburgo

En la génesis de las obras de arte decorativas intervienen diversos factores. El primero a tener en cuenta es su artífice y la consideración del mismo como artesano o como artista. Dejando aparte el hecho de que muchos artistas (pintores, escultores) han realizado este tipo de obras como complemento a su actividad principal, la mayoría de artífices que trabajan en este terreno lo hacen como oficio, tras unos años de aprendizaje en un taller, gremio o escuela. Así, por lo general, se les considera artesanos, aunque hay que tener en cuenta diversos matices: decía Horst Waldemar Janson que un artista es un «creador» y un artesano un «hacedor»;[24]​ sin embargo, muchos hacedores ejercen también de creadores cuando realizan sus propios diseños o introducen novedades técnicas o estilísticas en sus obras. De igual forma, muchos artistas realizan sus obras partiendo de técnicas o estilos introducidos por otros anteriormente, sin un ejercicio de innovación, tan solo de imitación —como se ha reprochado a menudo al arte academicista—.[25]​ Aun así, por regla general el artífice de artes decorativas está encorsetado por las reglas, técnicas y materiales de su oficio, dentro del cual puede moverse con restricciones.[26]​ Ello conlleva, según Dino Formaggio, que las obras de arte decorativas expresen cierta «impersonalidad», por cuanto la impronta del que las realiza no es perceptible en la mayoría de casos, al tiempo que son fruto de una determinada «sociabilidad», al ser productos provenientes del trabajo colectivo derivado de la tradición y el oficio.[27]

De entre estos artífices se suelen considerar tres tipos (según René Huyghe): «artesanos de tradición», que ejercen su oficio con unos conocimientos transmitidos por generaciones —generalmente dentro de una misma familia—, con innovaciones y aportaciones individuales pero dentro de una misma línea (aquí se engloban la mayoría de artífices hasta el siglo XIX); «artesanos de arte», los que no proceden de una tradición sino que ejercen esta actividad de forma voluntaria y con una formación propia (generalmente ya en el siglo XX); y «artesanos ejecutantes», que designaría a aquellos operarios que se limitan a ejercer su oficio, sin mediar ningún acto creador.[28]

 
Plato de porcelana de Vincennes (1749-1753), Museo de las Artes Decorativas de París

Otros elementos a tener en cuenta son:

  • Tipo de obras: un primer factor a tener en cuenta es la función y destino de la obra, si es religiosa o laica, culta o popular, si es para un domicilio, una empresa, un palacio o cualquier otra finalidad.[29]
  • Técnicas y materiales: cada disciplina artística cuenta con unas determinadas técnicas y materiales de confección, los cuales deben ser considerados para el resultado final en función del objeto que se desee crear. Muchos de estos elementos son determinantes de una época o estilo determinados, por lo que ayudan a su estudio y clasificación.[30]
  • Forma: la forma marca el ritmo de volúmenes y proporciones de un determinado espacio, especialmente en piezas exentas. Por otro lado, la forma expresa la función del objeto y sus características temporales, por lo que es un reflejo del estilo y el marco histórico y social en el que ha sido creado.[31]
  • Sistema decorativo: establece el tipo de motivo ornamental de una pieza y la forma en que ese motivo encaja dentro de la composición de la misma. Los tres principales motivos ornamentales son: geométrico, epigráfico y naturalista (vegetal, animal, humano o paisajístico), que pueden presentarse tanto aislados como combinados entre ellos. En función de su composición se generan diversos lenguajes expresivos, como el naturalista, si se inspira en la realidad de la naturaleza visible; o el estilizado, si hace una reinterpretación subjetiva de la realidad. También dentro de la composición debe tenerse en cuenta si la ornamentación se ciñe a un determinado espacio de la obra o la cubre por completo (el llamado horror vacui). Dentro de este espacio los motivos ornamentales pueden hacerse por repetición, por alternancia, en forma simétrica o por inversión.[32]
  • Color y luz: en el aspecto estético y formal de la obra de arte decorativa son determinantes el color y la luz, que influyen en la forma del objeto, en el material y en diversas cualidades como la solidez, la refracción, la transparencia u opacidad, el reflejo, la textura, el relieve o los juegos de luces y sombras. También, aparte de sus cualidades físicas, pueden expresar un determinado simbolismo, ya que a menudo los colores se asocian a determinados conceptos religiosos o culturales, mientras que la luz se asocia a menudo con la divinidad y la revelación. [37]
  • Ritmo y equilibrio: las artes decorativas tienen como finalidad la ornamentación de un espacio, lo que generalmente se consigue con la conjunción de diversos elementos. Por ello, un factor a tener en cuenta es la armonía entre todas las piezas de un determinado espacio, el equilibrio de conjunto y el ritmo espacial en que se circunscriben. Esta armonización de elementos expresa por otro lado conceptos inherentes a una determinada época, como la moda o el estilo, las costumbres o el pensamiento de una sociedad.[38]
  • Relación espacial: la mayoría de obras de arte decorativas (menos las exentas) están pensadas para un determinado espacio, lo que influye en su concepción y realización. En la valoración de este tipo de obras debe considerarse si se encuentran en su emplazamiento original o no; una de estas obras expuesta en un museo puede ser valorada por sus cualidades intrínsecas, pero al perder su función original pierden parte de su significado.[39]
  • Economía, sociedad y moda: toda obra de arte es reflejo de un momento histórico y social determinado, lo que supone un condicionante en su génesis productiva. En la elaboración de estos objetos pueden ser determinantes los factores económicos que marquen su productividad, los condicionantes sociales que determinen su función o los aspectos de moda y estilo que condicionen su forma y aspecto. Estos condicionantes externos se unen a otros internos, como la técnica, para determinar el proceso productivo de estas realizaciones.[40]
  • Influencias entre las artes: las distintas modalidades artísticas —tanto mayores como menores— se influyen entre sí, al igual que los artistas. Estas influencias se transmiten igualmente en el tiempo, lo que se denota en la sucesión de períodos de marcado acento clasicista con otros de gusto barroco. Generalmente se ha percibido más el influjo de las artes mayores sobre las menores, pero en ocasiones también ha sucedido al contrario, como la influencia de las artes decorativas islámicas en la escultura románica española, del grabado en la pintura del Barroco o de la decoración rococó en la arquitectura del siglo XVIII en Francia y Alemania.[41]

Clasificación y técnicas

 
La caza del ciervo, mosaico de la casa del Rapto de Helena (Pella, Macedonia), siglo IV a. C.

Como sistema de revestimiento arquitectónico

  • Mosaico y taracea: el mosaico es la técnica de confeccionar imágenes mediante el embutido de piedras duras, bien en el suelo o bien en la pared. Cuando está colocado a modo de pavimento recibe el término griego de lithóstroton: el revestimiento es aplicado sobre cal, arena u otros materiales como piedras, guijarros, losas de mármol, etc. Existen varios tipos: opus lapilli, pequeños guijarros de colores naturales, que por sí mismos componen el dibujo; opus tessellatum, formado por teselas, piezas de forma cuadrada de dos centímetros, con las que se elabora la composición, generalmente de tipo geométrico; opus vermiculatum, igualmente elaborado con teselas, pero de diferentes contornos, pudiendo formar así diversos trazados; opus sectile, formado por losas de mármol de forma irregular. El mosaico propiamente dicho, también llamado opus musivum, es la misma técnica pero aplicada a la decoración mural: se realiza con teselas de pasta vítrea, aplicadas sobre la pared preparada con varias capas de mortero, elaborando figuras y dibujos. La taracea es una técnica similar a las anteriores, puede ser pavimental o parietal, o incluso se puede aplicar a muebles u otros objetos. Consiste en incrustar sobre una superficie compacta finas losas de piedra y mármol de color, cortadas y encajadas formando imágenes o composiciones diversas. También puede realizarse en madera (intarsia), siendo una técnica frecuente en ebanistería. En Carpi, en el siglo XVII, surgió también una taracea en escayola. Otra variante es el embutido de piedras duras.[42]
  • Vidriería: se realiza sobre cristales engarzados en madera, yeso, oro o plomo, los cuales se van encajando con láminas de plomo, estañándolos, con una capa de masilla (blanco pintor con aceite de linaza). Las vidrieras antiguas tienen grisallas, óxido férrico líquido, aplicado para dibujar con precisión detalles pequeños; hacia 1340 se sustituyó por el óxido de plata y, a partir de aquí, ya no se hacen cristales de colores, sino que se colorea sobre cristal blanco. El proceso de fabricación es por fases: elaboración de un boceto en cartón, corte de los vidrios, pintura de los mismos, cocción y unión por emplomado.[43]
  • Estuco y yesería: el estuco se elabora con pasta de cal (o yeso blanco), polvo de mármol, arena lavada y caseína, en distintas proporciones según la época y el lugar. Sus dos principales aplicaciones son como revestimiento o como decoración, con distintos grosores, generalmente más compactos para el primer caso y más finos y maleables para el segundo. Por su parte, el yeso es un sulfato de cal hidratado, que mezclado con agua forma una pasta de color blanco, que puede usarse tanto para la construcción como para escultura y relieves. La principal diferencia entre ambos es que el yeso, al no tener polvo de mármol, es más frágil y de menor calidad, aunque su valor decorativo es similar.[45]

Como revestimiento polivalente y elemento de compartimentación espacial

 
Gabinete de madera de nogal, marco de roble, chapa de ébano, marquetería de concha, latón y estaño, y bronce dorado, obra de André-Charles Boulle (c. 1690-1710), Museo del Louvre, París
  • Carpintería y ebanistería: las artes de la madera se utilizan tanto como revestimiento dentro de la arquitectura (artesonados, puertas, ventanas, balcones, balaustres) —incluyendo arquitecturas provisionales como capelardentes y retablos— como en elementos transportables (mobiliario). Las dos principales técnicas son el tallado y el torneado: el primero se realiza con instrumentos punzantes como el buril —en alto, medio, bajo o huecorrelieve—, o bien en ornamentación incisa; el segundo supone un proceso de manipulación mecánica más elaborado. En cuanto a la ornamentación, existen diversos procedimientos: intarsia, similar a la taracea pero en madera; incrustación (o marquetería), un tipo igualmente de taracea pero más superficial, hecho con cola (en estos casos las piezas añadidas pueden ser de otro tipo de madera u otros materiales, predominantemente marfil, hueso, nácar o metal); chapado, consistente en usar una base de madera basta y superponerle otra más fina de mayor calidad; lacado, aplicación de la técnica de la laca a la madera; policromado, superposición de maderas de distintos colores para crear efectos cromáticos; dorado, combinación de madera y pan de oro; esgrafiado, combinación de dorado y policromado; pirograbado, consistente en quemar la madera con un metal incandescente; encorado, madera forrada de cuero; y ensayalado, madera forrada de tela.[46]
  • Metalistería: el metal (hierro, cobre, bronce) se puede usar en solitario o chapado sobre madera, generalmente en elementos de cierre como puertas, rejas y verjas. El bronce se suele fundir y verter en moldes. El trabajo con hierro (limonita, pirita o magnetita) se denomina forja: se reduce con calor, del que sale una pasta al rojo con la que se hacen lingotes. Hay tres clases: hierro colado, con mucho carbono, sílice, azufre y manganeso, no sirve para forjar, solo para fundir en molde; hierro dulce o forjado, con menos carbono, es más maleable y dúctil, se puede forjar, pero es blando y desafilable; y acero, con manganeso, tungsteno, cobalto y wolframio, es más duro, para instrumentos cortantes. El modelado se realiza sin añadir ni quitar material, sino que existen diversas técnicas alternativas: estirar, ensanchar, hendir, curvar, recalcar, etc. También se le pueden dar efectos de dorado y policromado.[47]
 
La Batalla de Hastings (c. 1066-1082), escena del tapiz de Bayeux, Museo del Tapiz de Bayeux, Bayeux, Francia
  • Artes textiles: se manifiestan principalmente en tejidos y bordados. Un tejido es una obra de telar compuesta por varios hilos dispuestos en trama y urdimbre. Los telares pueden ser móviles (o «de cintura») o fijos (vertical u horizontal). Según la multiplicidad o el entrelazamiento de los hilos se obtienen distintos tipos de tejidos, como el tafetán, sarga, satén, seda, terciopelo, etc. Estas telas pueden ser naturales o estampadas, aplicando tintes sobre el tejido. En cuanto a tipologías, las más usadas en artes decorativas son las alfombras y los tapices y, en menor medida, los encajes. Los bordados son labores en relieve realizados con aguja sobre tejidos ya confeccionados.[48]
  • Corioplastia: el trabajo del cuero tiene dos modalidades principales: el cordobán, cuero de cabra o macho cabrío curtido, aparecido en Córdoba en época andalusí, utilizado como complemento para el mobiliario; y el guadamecí, piel de carnero curtida y labrada, y posteriormente policromada, dorada o plateada, usada como ornamento de retablos, doseles y altares o como revestimiento de muros, cortinas o muebles, a veces incluso como alfombras. Hay diversas técnicas para el trabajo del cuero: grabado, repujado, rebajado, cincelado, tallado, estampado, ferreteado, recortado, etc. Sobre el cuero se pueden añadir bordados, láminas de oro, plata o estaño, o aplicaciones de herrajes o clavos, y se puede policromar con productos minerales (potasa) o químicos (anilinas), o bien con pintura al óleo o al temple.[49]​ Otras modalidades son el tafilete, piel de cabra bruñida más fina que el cordobán, empleada preferentemente en encuadernación; y el marroquí, piel de oveja usada sobre todo en tapicería de muebles.[50]

Artes decorativas exentas

  • Miniatura: es un tipo de pintura de pequeñas dimensiones realizada sobre papel, pergamino o vitela, aunque puede ser sobre otros soportes. La técnica más corriente es la aguada, pigmentos disueltos en agua de goma u otros aglutinantes (goma arábiga, clara de huevo, miel). Su soporte más habitual es en libros, por lo general ilustraciones que acompañan al texto escrito.[51]
  • Grabado: es una estampa obtenida mediante una plancha o matriz. Hay distintas técnicas:
    • Calcografía: grabado sobre cobre realizado en hueco, en diversas técnicas: aguafuerte, técnica de grabado consistente en tratar las partes de la plancha de metal no protegidas por un barniz con «agua fuerte» (ácido nítrico diluido en agua); aguatinta, técnica proveniente de una plancha de metal cubierta con resina, que una vez calentada se adhiere a la superficie de la plancha, dibujando posteriormente sobre esta superficie con un tipo de tinta especial, llamada aguatinta; grabado a buril, se realiza sobre plancha de cobre, con un buril, con el que se perfila el dibujo, rellenando los surcos con tinta; grabado a punta seca, en esta técnica la plancha se trabaja directamente con una punta de acero, diamante o rubí, sin recurrir a barnices ni ácidos, con lo que se obtiene unas líneas ásperas llamadas «rebabas», diferentes según la presión y el ángulo de incisión, que a diferencia del buril no corta el metal, sino que lo araña; grabado a media tinta (mezzotinto), se trabaja la plancha con un rascador de varias puntas (rocker o berceau), obteniendo un graneado uniforme por entrecruzamiento de líneas, con lo que se distinguen tonos claros y oscuros.
    • Xilografía: grabado en madera (generalmente cerezo o boj), realizado sobre un boceto calcado sobre la plancha de madera y tallado con cuchillo, gubia, formón o buril, vaciando de madera los blancos y dejando en relieve los negros; a continuación, se entinta con un rodillo y se estampa, bien a mano o bien con el tórculo.
    • Linograbado: técnica de grabado en relieve similar a la xilografía, pero utilizando linóleo en vez de madera.
    • Litografía: es un grabado sobre piedra caliza, que se hace tratando la superficie con un lápiz de materia grasa para delimitar el dibujo y realizando el grabado según dos procedimientos: bañando con ácido, para corroer la parte no engrasada y dejar el dibujo en relieve; o aplicando dos clases de tinta acuosa y grasa, fijándose la primera en el fondo y cubriendo la segunda las líneas dibujadas a lápiz. Fue inventado por Aloys Senefelder en 1796.
    • Serigrafía: técnica por la cual se obtienen impresiones filtrando los colores por una trama de seda —o, actualmente, nailon—, recubriendo con cola las partes que no deben filtrarse para impermeabilizarlas. Fue inventado en China.[52]
 
Pala de oro (976), uno de los mejores exponentes de la orfebrería bizantina, Basílica de San Marcos de Venecia
  • Orfebrería: es el arte de confeccionar objetos decorativos con metales nobles o piedras preciosas, como el oro, plata, diamante, perla, ámbar, coral, etc. Hay diversas técnicas y modalidades:
    • Camafeo: es el tallado de figuras en relieve sobre piedras duras estratificadas, como el ágata, la sardónica, el coral y la concha, que por lo general poseen capas de diversos colores, lo que proporciona unos intensos contrastes cromáticos.
    • Cincelado: consiste en trabajar el metal precioso con un cincel, realizando decoraciones ahuecadas o trabajos de acabado, con cinceles de distintas formas y grosores.
    • Damasquinado (o ataujía): sobre un soporte metálico se traza el dibujo con punta fina, luego se hace una incisión con buriles y escalpelos y, por último, se aplica una filigrana de metales de diverso color.
    • Filigrana: se practica con hilos de metal precioso, con los que se elabora la pieza trenzando o enroscando los hilos, hasta obtener la forma deseada.
    • Fusión: son los trabajos ejecutados a molde, elaborados de dos formas: «fusión permanente», realizada con un molde bivalvo, con la forma ya trabajada, de piedra o terracota; «a la cera perdida», donde se modela el objeto en cera, al que se aplica un embudo con respiraderos, cubriéndose de creta, que una vez seca se calienta hasta que expulse la cera, llenándose luego del metal fundido.
    • Granulado: es un procedimiento por el que se obtienen minúsculas esferas de oro con las que se elaboran dibujos o decoraciones geométricas.
    • Nielado: consiste en grabar un dibujo sobre una lámina de metal —generalmente plata—, rellenando los surcos con el nielado, una aleación de plata, cobre y plomo, con azufre y bórax, que produce una mezcla negra y brillante.
    • Opus interrasile: técnica de origen romano que consiste en realizar pequeñas incisiones en las láminas de metal precioso, realizando una función de calado que da a la obra un aspecto de encaje.
    • Repujado: es la decoración en relieve realizada sobre planchas de oro, plata o cobre, trabajando el revés de la plancha con martillo y cincel.[53]
  • Vidrio y esmalte: existen diversos tipos de vidrio: «vidrio sódico» (el más básico, a partir de sílice), cristal (sílice y óxido de plomo o potasio), «vidrio calcedonio» (sílice y óxidos metálicos) y «vidrio lácteo» (sílice, bióxido de manganeso y óxido de estaño). La principal técnica para trabajarlo es el soplado, donde se le puede dar cualquier forma y espesor. En cuanto a la decoración, puede ser pintada, esgrafiada, tallada, con pinzas, en filigrana, etc. El esmalte es una pasta de vidrio (sílice, cal, potasa, plomo y minio), sobre soporte de metal, trabajado según diversas técnicas: cloisonné, pequeños filamentos de oro o cobre, con los que se dibuja la figura sobre el soporte, para separar el esmalte en tabiques; champlevé, que se hace rebajando el soporte en alvéolos y ahuecando el material en concavidades, rellenadas con el esmalte; ajouré, superficie de oro donde se recortan las formas con sierras o limas, rellenando con esmalte la parte eliminada.[54]
 
Porcelana de Sèvres: Vaso Clodion, ofrecido por Luis XVIII a su hermano, futuro Carlos X (1817)
  • Cerámica: se realiza con arcilla, en cuatro clases: barro cocido poroso rojo-amarillento (alfarería, terracota, bizcocho); barro cocido poroso blanco (loza); barro cocido no poroso gris, pardo o marrón (gres); barro cocido compacto no poroso blanco medio transparente (porcelana). Otras variantes son la mayólica y la fayenza, ambas de loza estannífera: el primer término se emplea sobre todo en Italia y el segundo en el resto de Europa. Se puede elaborar de forma manual o mecánica —con torno—, después se cuece en el horno —a temperaturas entre 400 °C y 1300 °C, según el tipo—, y se decora con esmalte o pintura.[55]​ La decoración puede ser: excisa, aplicaciones en relieve hechas con barro; incisa, un dibujo trazado sobre el barro aún tierno; con moldes, aplicados sobre la superficie blanda del barro; pulimentación, efectuada sobre el barro cocido; esgrafiado, aplicación de varios colores que luego son rasgados según el efecto deseado; y jaspeado, mezcla de varios colorantes con una grasa, creando vetas en la cerámica.[56]
  • Laca: es un barniz brillante, espeso y sólido, que se extrae de resinas minerales o vegetales y procedente del Lejano Oriente. Este barniz se aplica sobre objetos de diversos materiales: madera, metal, cerámica, papel o cuero. La técnica del lacado se inicia con una primera aplicación de laca basta, que se va cubriendo de varias capas de laca fina, la última de las cuales será de la tonalidad deseada; a continuación se hace la decoración, que puede ser de pintura con pincel, por tallado o incisión, con incrustación de otros materiales, o pulverizando oro o plata; por último, se hace un lacado final con varias capas de laca traslúcida.[57]
 
Olifante de Saint-Arnoul de Metz, tallado en marfil del siglo XII del sur de Italia
  • Eboraria: es el trabajo del marfil, que se obtiene de los cuernos de elefante. Se puede aplicar en taracea y, como obra individual, en marfiles tallados, calados y pintados. La talla comienza con el corte del colmillo en piezas o «botes», con los que se da forma al objeto y posteriormente se decora y, a veces, se policroma. El calado es similar al anterior, con una técnica más depurada que imita la talla calada de la madera. Los pintados solían ser placas de marfil sobre un armazón de madera, sobre la que se aplicaban pigmentos con pincel.[58]
  • Azabachería: el azabache es una sustancia fósil, una variedad del lignito, de color negro y superficie brillante. Generalmente son piezas pequeñas, que se trabajan con lima y torno, en relieve o tallado, con una fase final de pulimentado. A menudo van unidas a otras obras de escultura u orfebrería, siendo bastante frecuente en artes suntuarias.[59]
  • Plumería: las plumas son estructuras queratinosas de la piel de las aves. Por lo general, se unen a otros soportes —generalmente tejidos— cosiéndolas, pegándolas o ensamblándolas. Su principal uso se dio en la América precolombina.[60]
  • Cestería: una de las artesanías más antiguas del mundo es la de recipientes de fibras vegetales trabadas entre sí. La técnica más antigua es la cestería en espiral, elaborada con juncos, pajas o fibras retorcidas en forma de cuerda y arrolladas en espiral dándoles la forma deseada, generalmente esférica u ovoidal. Otra técnica es la del trenzado, que se hace enrollando pleitas largas cosidas con fibras. En tercer lugar, el entretejido se consigue entretejiendo las fibras sobre una armazón de mimbres.[61]
  • Abanico: este instrumento para darse aire ha sido frecuentemente objeto de decoración y, en ocasiones, ha sido colocado en interiores de casas como objeto decorativo. Pueden ser rígidos, pero la mayoría son plegables. Por lo general se componen de una superficie desplegable (país) de tela, papel, gasa, encaje o cabritilla, con unas varillas (guías) de madera, marfil, nácar, laca o concha; las dos varillas de los extremos se llaman palas. La parte descubierta de las varillas (fuentes) puede decorarse con calados, doraduras u otras técnicas.[62]
  • Glíptica: es el arte de tallar piedras preciosas o semipreciosas para la confección de sellos, monedas o medallas. Generalmente se hace en camafeo o en entalle, y en ocasiones en bulto redondo, por lo general en piezas de pequeño tamaño. El trabajo de estas piezas se realiza con abrasivos y muelas de cabeza roma o afilada.[63]
  • Encuadernación: las cubiertas de un libro tienen la función principal de conservar su contenido de agentes externos, si bien a menudo han sido objeto de ornamentación. La unión de los pliegues se puede hacer con costura, encolado u otros procedimientos. Las cubiertas pueden ser de papiro, madera, piel, cuero (dorado, cincelado o gofrado), cartón piedra u otros materiales, a veces con aplicaciones de esmalte, orfebrería o eboraria.[64]
  • Relojería: este instrumento para medir el tiempo ha sido a menudo objeto de ornamentación y, con el tiempo, ha ido evolucionando tanto en tecnología como estilísticamente. Existen numerosos tipos de relojes: de sol, de agua (clepsidra), de arena, anular, bracket, cartel, de abuelo, de banjo, de caja alta, de carroza, de globo, de linterna, de pedestal, esqueleto, parlamentario, regulador, etc.[65]
  • Juguetería: los juguetes cumplen en primer lugar la función práctica para la que son creados, los juegos infantiles, pero en ocasión han sido utilizados como objetos ornamentales en la decoración interior. Construidos en numerosas tipologías y materiales, su función utilitaria ha sido un inconveniente en muchas ocasiones para su conservación, motivo por el cual es también difícil establecer una evolución histórica. Algunas de las modalidades más usadas en decoración han sido las muñecas y casas de muñecas, los autómatas, los títeres y marionetas, los soldaditos de plomo, los caballos de balancín, las cometas, las reproducciones de armas, trenes y automóviles, etc.[66]

Historia

 
Vaso campaniforme de Ciempozuelos, de arcilla negra pulimentada con una capa de barro fino y decorada con motivos geométricos incisos rellenos de pasta blanca, Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Prehistoria

El arte prehistórico es el desarrollado por el ser humano primitivo desde la Edad de Piedra (Paleolítico superior, Mesolítico y Neolítico) hasta la Edad de los Metales, períodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artísticas por parte del ser humano.[67]​ En el neolítico comenzó la producción de piezas de artesanía, ya que las obras manufacturadas solían tener una incipiente decoración, si bien no había una conciencia plena de elaboración de productos artísticos. Las primeras manifestaciones que se podrían considerar artes decorativas serían algunas incipientes decoraciones arquitectónicas y las primeras obras de cerámica, así como el arte textil. Destacó la llamada cerámica cardial, decorada con impresiones de conchas (cardium), presente en diversos puntos de Europa occidental y oriental.[68]

El neolítico dio paso a la Edad de los Metales, pues la utilización de elementos como el cobre, el bronce y el hierro supuso una gran transformación material para estas antiguas sociedades. La metalurgia del bronce apareció en Anatolia, desde donde pasó a Chipre y Creta y, posteriormente, el resto de Europa. La mayoría de sus realizaciones eran de arte mobiliar, preferentemente joyas y armas, decoradas con motivos geométricos abstractos.[69]​ En cerámica surgieron los vasos campaniformes.[70]​ En la Edad del Hierro destacaron las culturas de Hallstatt (Austria) y La Tène (Suiza), vinculadas a los pueblos celtas.[71]

Arte antiguo

 
Cerámica esmaltada de la puerta de Istar, que representa un animal fantástico con cabeza de serpiente y patas de león y águila, Museo de Pérgamo, Berlín

Puede llamarse así a las creaciones artísticas de la primera etapa de la historia, iniciadas con la invención de la escritura, en las que destacan las grandes civilizaciones del Próximo Oriente: Egipto y Mesopotamia. También englobaría las primeras manifestaciones artísticas de la mayoría de pueblos y civilizaciones de todos los continentes. En esta época aparecieron las primeras grandes ciudades, principalmente en cuatro zonas delimitadas por grandes ríos: el Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Indo y el río Amarillo.

Mesopotamia

El arte mesopotámico se desarrolló en la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates (actuales Siria e Irak), donde desde el milenio IV a. C. se sucedieron diversas culturas como los sumerios, acadios, amorritas, asirios, caldeos, etc. En Mesopotamia la carencia de piedra llevó a la construcción con ladrillo y adobe, materiales pobres que requerían un revestimiento si se quería construir un edificio más o menos estético, lo que se lograba con apliques cerámicos que decoraban templos y palacios.[72]​ Aquí se inventaron las primeras herramientas de alfarería, como el torno y el horno de dos cámaras, cerca del 3400  a.C.[73]​ También destacaron en orfebrería (tesoros de las tumbas reales de Ur),[74]​ glíptica y metal (puertas de Balawat).[75]

Egipto

En Egipto surgió una de las primeras grandes civilizaciones, con obras de arte elaboradas y complejas que suponen ya una especialización profesional por parte del artista/artesano. Con un sistema político fuertemente centralizado y jerarquizado, su arte era intensamente religioso y simbólico. Iniciado alrededor del 3000 a. C., el arte egipcio perduró hasta la conquista de Alejandro Magno, si bien su influencia persistió en el arte copto y bizantino.[76]

Una de sus mayores manifestaciones dentro del marco arquitectónico fue la pintura y el relieve policromado, que decoraba tanto interiores como exteriores de edificios, como se percibe en el palacio de Tell el-Amarna (dinastía XVIII).[77]​ Los egipcios lograron grandes avances técnicos, especialmente en orfebrería, como en el batido del oro, el cincelado, el grabado a buril, el granulado y la incrustación.[78]​ Destacan especialmente las joyas encontradas en la tumba de Tutankamón (dinastía XVIII), como su máscara funeraria, de oro batido con incrustaciones de pasta de vidrio y lapislázuli, cuarzo y feldespato.[79]​ La ebanistería era de maderas importadas (ébano, cedro y ciprés), recubiertas a menudo de oro o marfil.[80]​ En piedra destacan las paletas de esquisto con formas de animales o los vasos de caliza, basalto o alabastro.[81]​ La cerámica se dio en dos vertientes: alfarería, realizada con torno desde el 3200 a. C. y loza fina, empleada como revestimiento arquitectónico.[82]​ La metalurgia egipcia se centró en el cobre y el bronce, ya que el hierro no se usó hasta época grecorromana.[83]​ El tejido se centró en el lino, tanto en el vestido como en tapices y alfombras.[84]

Arte clásico

 
Heracles en reposo, ánfora del pintor de Andócides, c. 520 a. C., Staatliche Antikensammlung de Múnich

Se denomina arte clásico al arte desarrollado en las antiguas Grecia y Roma, cuyos adelantos tanto científicos como materiales y de orden estético aportaron a la historia del arte un estilo basado en la naturaleza y en el ser humano, donde preponderaba la armonía y el equilibrio, la racionalidad de las formas y los volúmenes, y un sentido de imitación (mímesis) de la naturaleza que sentaron las bases del arte occidental, de tal forma que la recurrencia a las formas clásicas ha sido constante a lo largo de la historia en la civilización occidental.[85]

Grecia

En Grecia se desarrollaron las principales manifestaciones artísticas que han marcado la evolución del arte occidental. Tras unos inicios donde destacaron las culturas minoica y micénica, el arte griego se desarrolló en tres periodos: arcaico, clásico y helenístico.[86]​ Las artes decorativas adquirieron por primera vez una autonomía propia, desvinculada del marco arquitectónico que condicionaba las realizaciones egipcias o mesopotámicas.[87]

En el arte minoico cabe destacar la cerámica, en dos etapas: la de Kamarés (siglos xix-xviii a. C.) y la «cerámica de los segundos palacios» (c. 1500 a. C.).[88]​ En el arte micénico se produjeron obras de orfebrería de gran valor artístico, como los vasos y las máscaras funerarias de oro hallados en los círculos de tumbas de Micenas.[86]

Del arte griego propiamente dicho destaca la cerámica decorada con imágenes pictóricas, generalmente alusivas a la mitología griega pero también a escenas históricas o incluso de la vida diaria, de la que hay dos variantes principales: de figuras negras sobre fondo rojo y de figuras rojas sobre fondo negro.[89]​ Menos usada fue la técnica de fondo blanco, aparecida en Atenas en el siglo VI a. C.[90]​ Los griegos destacaron también en orfebrería, vidrio y mosaico, con innovaciones técnicas como el camafeo, aparecido en Alejandría en el siglo II a. C., o el vidrio soplado, que surgió en la misma ciudad en el siglo I a. C.[91]

Roma

Con un claro precedente en el arte etrusco, el arte romano recibió una gran influencia del arte griego. Gracias a la expansión del Imperio romano, el arte clásico grecorromano llegó a casi todos los rincones de Europa, norte de África y Próximo Oriente, y sentó la base evolutiva del futuro arte desarrollado en estas zonas.[92]

Entre las artes decorativas romanas destaca el mosaico, elaborado generalmente en opus sectile, opus vermiculatum u opus tessellatum.[93]​ También destacó la terra sigillata, un tipo de cerámica roja decorada con estampación o mediante relieves hechos a molde.[94]​ En el seno de la arquitectura tuvo también gran importancia la pintura ornamental, como se evidenció tras el hallazgo de los restos de Pompeya.[95]​ También fue corriente el uso del estuco, una técnica en la que se consiguió un alto grado de refinamiento en el modelado de figuras y enmarques.[96]​ En el vidrio se generalizó la técnica del soplado, con variantes como el soplado en moldes, y se obtuvo el vidrio transparente. Uno de los mejores exponentes es el vaso Portland (siglo I).[97]​ La orfebrería destacó por su suntuosidad, con gusto por los contrastes cromáticos, en piezas de gran valor y pericia técnica destinadas solo a las élites con gran poder adquisitivo.[98]​ En mobiliario destaca el triclinium —de origen etrusco—, lecho donde los romanos se recostaban a comer. Los muebles más usados eran: sillas de respaldo inclinado (cathedra), escabeles de sección redonda con patas de tijera (sella) y armarios con estantes interiores cerrados por dos batientes.[99]​ En el textil destacó el uso de la seda, importada de China, que a menudo se decoraba con dibujos de hilos de oro (aurum phrygium).[100]

Arte medieval

 
Cátedra de Maximiano (c. 547), Museo Arzobispal de Rávena

La caída del Imperio romano de Occidente marcó el inicio en Europa de la Edad Media, etapa de cierta decadencia política y social, pues la fragmentación del imperio en pequeños estados y la dominación social de la nueva aristocracia militar supuso la feudalización de todos los territorios anteriormente administrados por la burocracia imperial. Las nuevas culturas dominantes —de origen germánico— reinterpretaron el arte clásico, mientras que la nueva religión, el cristianismo, impregnó la mayor parte de la producción artística medieval.[101]

Arte paleocristiano

Es el arte de los primeros tiempos del cristianismo, surgido en el seno del Imperio romano, primero en la clandestinidad y posteriormente de forma oficial, tras la adopción del cristianismo por el emperador Constantino I el año 313. Se desarrolló notablemente el mosaico, como el de la Pastoral celeste en el Mausoleo de Gala Placidia (siglo V).[102]​ También destacó la miniatura, de la que se distinguen dos escuelas: la helenístico-alejandrina (Rollo de Josué, Biblioteca Vaticana) y la siria (Evangeliario de Rábula, Florencia).[103]​ Del resto de artes aplicadas destacó la eboraria (cátedra de Maximiano, Rávena),[104]​ el vidrio, el bronce y el tejido, especialmente este último en el arte copto.[105]

Arte bizantino

 
Justiniano y su séquito, mosaico de San Vital de Rávena (siglo VI)

Pese a la caída del Imperio romano de Occidente, en Oriente perduró —conocido como Imperio bizantino— hasta la conquista de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos. Heredero del arte helenístico, el arte bizantino recogió las principales tradiciones artísticas orientales, de las que fue puerta de entrada en Europa, donde el arte bizantino influyó en el arte prerrománico y románico.[106]

El arte bizantino heredó del paleocristiano sus dos tradiciones musivarias, la helenística y la siria: destacan los mosaicos de San Demetrio de Salónica, los de Santa Sofía de Constantinopla y los de San Vital de Rávena.[107]​ Del resto de artes aplicadas sobresalieron las textiles —de inspiración sasánida— y la orfebrería, en la que destaca el empleo del oro en abundancia y del esmalte tabicado o alveolado, con realizaciones como la Pala de oro de San Marcos de Venecia o el tesoro del Monte Athos.[108]​ El mobiliario era más lujoso que en Occidente, con incrustaciones de oro, plata y nácar, y revestimientos con paños y cojines.[99]

Arte germánico

 
Corona de Hierro de la reina Teodolinda (c. 590-600, catedral de Monza), realizada según la tradición con el hierro de uno de los clavos de la crucifixión de Cristo

Los pueblos germánicos se asentaron en el antiguo Imperio romano de Occidente tras su caída en el año 476, fecha en que se crearon numerosos reinos regidos por diversas tribus, como los ostrogodos en Italia, los visigodos en España o los francos en Francia, cada uno con su propia cultura y diversidad de estilos artísticos.[109]​ Las principales realizaciones de estos pueblos eran de arte mobiliar, generalmente de carácter suntuoso (fíbulas, armas, espuelas, broches de cinturón) y con motivos ornamentales alejados del naturalismo, por lo general formas geométricas y de entrelazo.[110]

En la península ibérica, el arte visigodo destacó en orfebrería, sobre todo en fíbulas, coronas y cruces, como los hallados en los tesoros de Guarrazar (Museo Arqueológico Nacional) y Torredonjimeno (Museos Arqueológicos de Madrid, Barcelona y Córdoba), de influencia bizantina.[111]

Arte prerrománico

 
Altar de San Ambrosio de Milán (c. 850), de Vuolvinus

Se denomina así a los múltiples estilos desarrollados en Europa desde la coronación de Carlomagno (año 800) hasta alrededor del año 1000, donde la aparición del románico supondrá la divulgación de un mismo estilo unitario a lo largo de todo el continente europeo. Esta acepción es simplemente una forma de englobar una serie de estilos independientes y con pocos o ningún factor común, con el único aglutinante de ser predecesores de la internacionalización del románico.[101]

  • Arte otoniano: se denomina así al desarrollado en el Sacro Imperio Romano-Germánico durante el reinado de la dinastía otoniana (siglos x-xi). La miniatura fue heredera de la carolingia, especialmente de la escuela de Reims, de nuevo con influencia bizantina. En orfebrería continuó la tradición del esmalte, con obras como el altar de Basilea (Museo de Cluny), la cruz de la abadesa Matilde (Essen) y la corona de Conrado II (Viena).[114]
  • Arte vikingo: los pueblos de Escandinavia elaboraron principalmente arte mobiliar, por lo general armas, fíbulas y cinturones, de los que destacan las fíbulas con largas agujas y las espadas con botón terminal y anillos en la empuñadura, decorados en damasquinado, tabicado y filigrana.[116]

Arte románico

El arte románico representa el primer estilo de carácter internacional de la cultura europea occidental, con una identidad plenamente consolidada tras el paso del latín a las lenguas vernáculas. De carácter eminentemente religioso, casi todo el arte románico estaba dirigido a la exaltación y divulgación del cristianismo. Surgido a mediados del siglo XI, se desarrolló fundamentalmente durante el siglo XII, a finales del cual empezó a coexistir con el incipiente gótico.[119]

Dentro del marco arquitectónico tuvo una gran relevancia la escultura ornamental, especialmente la de los tímpanos de fachadas de iglesias y la de los capiteles de columnas.[120]​ El mosaico continuó utilizándose especialmente en pavimentos, como el de la Ascensión de Alejandro de la catedral de Orvieto (1163-1166) o los signos del zodíaco de la basílica de San Miniato al Monte (Florencia, 1207).[121]​ En la miniatura predominaron dos escuelas: la italiana, de influencia bizantina; y la inglesa, donde descuella la escuela de Winchester.[122]

En esta época sobresalió la orfebrería, con empleo abundante de oro y piedras preciosas, como en el Relicario de los Tres Reyes Magos (catedral de Colonia), obra de Nicolás de Verdún, y el Cáliz de doña Urraca (San Isidoro de León). También tuvieron relevancia las labores textiles, especialmente los bordados, como el Tapiz de Bayeux (siglo XI) o el Tapiz de la Creación de la catedral de Gerona (siglo XI).[123]​ La vidriería se desarrolló como cerramiento de vanos entre finales del e inicios del xii, cuando fue objeto igualmente de soporte para la plasmación de programas iconográficos relacionados con el cristianismo.[124]​ En metalistería predominó el uso del bronce, como en las puertas de la iglesia de San Miguel de Hildesheim,[125]​ o de la catedral de Verona.[126]​ El hierro se dio principalmente en las rejas para coros.[127]​ En ebanistería predominó la simplicidad y la severidad, como correspondía a la religión preponderante, el cristianismo, que propugnaba la pobreza y la austeridad. Proliferaron los arcones, que servían para guardar ropa y, a la vez, como asiento.[128]

Arte gótico

El arte gótico[nota 1]​ se desarrolló entre los siglos xii y xvi, época de gran desarrollo económico y cultural. El fin de la época feudal supuso el afianzamiento de los estados centralizados, con mayor predominio de las ciudades sobre el campo, al tiempo que un sector cada vez mayor de la sociedad tenía acceso a la cultura, que dejó de ser patrimonio exclusivo de la Iglesia. El auge de las universidades comportó un aumento de los estudios científicos, filosóficos y literarios, y sentó las bases de la cultura moderna. Las artes decorativas tuvieron gran relevancia durante el gótico, favorecidas por las nuevas clases urbanas de mercaderes y artesanos.[130]

Una de las principales especialidades del gótico fue la vidriera, que a su función iluminadora unió un aspecto simbólico de trascendencia divina. La evolución de la arquitectura gótica permitió la apertura de amplios ventanales que colmaron de luz el interior, que ganó en transparencia y luminosidad.[131]​ Algunos exponentes fueron los vitrales de las catedrales de Chartres, Reims, Amiens o la Sainte-Chapelle de París.[132]

La miniatura gótica se desarrolló especialmente en Francia, con miniaturas de rico cromatismo, empleo abundante del oro y orlas de tipo vegetal (Salterio de la reina Blanca de Castilla, Biblioteca del Arsenal, París).[133]​ En la orfebrería destacaron especialmente las custodias y los relicarios, donde sobresale el nombre de Enrique de Arfe (custodia de la catedral de Córdoba, 1518; custodia procesional de la catedral de Toledo, 1517-1524).[134]​ La cerámica destacó en Faenza y Manises, y el vidrio en Venecia y Cataluña.[134]​ En metalistería destacó el taller de Dinant (Bélgica). También cabe citar como obra destacada las puertas de bronce del baptisterio de Florencia, de Andrea Pisano.[125]​ Se desarrolló notablemente la rejería, sobre todo en España, como en las obras del toledano Juan Francés.[135]

En esta época se desarrolló notablemente el tapiz, con dos principales talleres en París y Arrás. Una de las mejores producciones es el Tapiz del Apocalipsis (castillo de Angers, 1375-1379). Desde finales del siglo XV descollaron los talleres flamencos.[136]​ En la ebanistería gótica se puso de moda una decoración inspirada en la arquitectura de las catedrales, con ojivas, rosetas y ventanillas polilobuladas.[137]​ El mueble más usado fue el arcón, que servía tanto de armario como de banco o mesa, confeccionados generalmente en roble y armados con herrajes.[138]​ De esta época proceden los primeros grabados en Europa, realizados con xilografía: el primero conservado es el San Cristóbal del Museo Germánico de Núremberg, de 1423. En la década de 1430 apareció la calcografía. El grabado contribuyó a la popularización y abaratamiento del arte, y permitió al artista un nuevo medio de expresión.[139]

Arte de la Edad Moderna

El arte de la Edad Moderna —no confundir con arte moderno, que se suele emplear como sinónimo de arte contemporáneo[nota 2]​ se desarrolló entre los siglos xv y xviii. La Edad Moderna supuso cambios radicales a nivel político, económico, social y cultural: la consolidación de los estados centralizados supuso la instauración del absolutismo; los nuevos descubrimientos geográficos —especialmente el continente americano— abrieron una época de expansión territorial y comercial, y supusieron el inicio del colonialismo; la invención de la imprenta conllevó una mayor difusión de la cultura, que se abrió a todo tipo de público; la religión perdió la preponderancia que tenía en la época medieval, a lo que coadyuvó el surgimiento del protestantismo; a la vez, el humanismo surgió como nueva tendencia cultural, dando paso a una concepción más científica del hombre y del universo.[141]

Renacimiento

 
La nef Burghley (1527-1528), de Pierre Le Flamand, nautilus con montura de plata semidorada, Victoria & Albert Museum, Londres

El Renacimiento fue un estilo surgido en Italia en el siglo XV (Quattrocento), que se expandió por el resto de Europa desde finales de ese siglo e inicios del siglo XVI (Cinquecento). Los artistas se inspiraron en el arte clásico grecorromano, por lo que se habló de «renacimiento» artístico tras el oscurantismo medieval. Estilo inspirado en la naturaleza, surgieron nuevos modelos de representación, como el uso de la perspectiva. Sin renunciar a la temática religiosa, cobró mayor relevancia la representación del ser humano y su entorno.[141]

Las artes decorativas tuvieron un gran auge debido al gusto por el lujo de las nuevas clases adineradas. Muchos artífices de «artes mayores» realizaron obras de las consideradas decorativas: diversos pintores hacen dibujos para grabados, como Durero, Tiziano o Gentile Bellini; Benvenuto Cellini o Hans Holbein hacen diseños de orfebrería; Rafael confecciona cartones para tapices.[142]​ La tapicería destacó en Flandes, con obras basadas en bocetos desarrollados por pintores como Quentin Metsys o Bernard van Orley.[143]​ El vidrio continuó con cotas de gran calidad en Venecia (Murano). La cerámica destacó en Italia (Gubbio, Faenza, Urbino), Francia (Bernard Palissy) y España (Talavera de la Reina, Manises,[144]Cataluña).[145]

La orfebrería fue cultivada por escultores como Lorenzo Ghiberti, Andrea del Verrocchio o Benvenuto Cellini (salero de Francisco I de Francia).[146]​ En España, la familia Arfe (Antonio, hijo de Enrique, y su hijo Juan) continuaron la confección de custodias, ahora en estilo plateresco.[147]​ En metalistería continuó el trabajo en bronce especialmente en puertas decoradas con relieves escultóricos, como las segundas y terceras puertas del baptisterio de Florencia, obra de Lorenzo Ghiberti, o las puertas de los pies de la catedral de Pisa, de Giambologna.[125]​ La rejería continuó en España con motivos platerescos, como en la obra de fray Francisco de Salamanca y Cristóbal de Andino, o puristas, como la obra de Francisco de Villalpando.[148]​ La ebanistería incorporó materiales preciosos como el marfil y la madreperla, apliques en hueso, pinturas al temple con motivos heráldicos o alegóricos, o relieves con panes dorados y plateados. En esta época se introdujo el uso de bocetos para el diseño del mueble (Francesco Salviati). En esta época continuaron las mismas tipologías que en el periodo medieval, pero con una decoración de estilo clásico.[149]

En esta época se desarrollaron notablemente las artes gráficas, especialmente gracias a la invención de la imprenta. Aparecieron o se perfeccionaron la mayoría de las técnicas de grabado: calcografía (aguafuerte, aguatinta, grabado al buril, grabado a media tinta o grabado a punta seca), linograbado, xilografía, etc. En Alemania destacó la obra de Durero, especialista en la técnica del buril, aunque también realizó xilografías. En Francia, el grabado fue practicado por la escuela de Fontainebleau. En Flandes surgieron notables grabadores en la ciudad de Amberes, como los hermanos Wierix o Hieronymus Cock.[150]

Barroco

 
Victoria de la Eucaristía sobre el Paganismo, tapiz sobre un cartón de Peter Paul Rubens, monasterio de las Descalzas Reales (Madrid)

El Barroco[nota 3]​ se desarrolló entre el siglo XVII y principios del xviii. Fue una época de grandes disputas en el terreno político y religioso, en la que surgió una división entre los países católicos contrarreformistas, donde se afianzó el estado absolutista, y los países protestantes, de signo más parlamentario. El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto.[152]

En general, las artes decorativas barrocas destacan por su recargamiento, suntuosidad y carácter pomposo, con predominio de la línea curva frente a la recta, gusto por los contrastes lumínicos y los efectos ilusionistas, un cierto carácter escenográfico y de apariencia, minuciosidad del detalle, uso de materiales diversos y mixtificación de técnicas, y un gusto por lo exótico que se pone de manifiesto en la importación de productos del Lejano Oriente y, posteriormente, en su imitación (chinoiseries y japonesairies).[153]​ En algunos países surgieron variedades estilísticas concretas, como los estilos Luis XIV y Regencia en Francia o los estilos jacobino, Restauración, Guillermo y María y Reina Ana en Inglaterra.

 
Diseños de mobiliario de André-Charles Boulle

Las artes decorativas tuvieron una gran expansión en el siglo XVII, debido principalmente al carácter decorativo y ornamental del arte barroco. En Francia, el lujoso proyecto del palacio de Versalles conllevó la creación de la Manufacture Royale des Gobelins —dirigida por el pintor del rey, Charles Le Brun—, donde se manufacturaban todo tipo de objetos de decoración, principalmente mobiliario, tapicería y orfebrería. La confección de tapices tuvo un significativo incremento en su producción y se encaminó a la imitación de la pintura, con la colaboración en numerosos casos de pintores de renombre que elaboraban cartones para tapices, como Simon Vouet, el propio Le Brun o Rubens en Flandes.[154]​ La orfebrería también alcanzó niveles de elevada producción, especialmente en plata y piedras preciosas. La cerámica y el vidrio continuaron generalmente con las mismas técnicas de elaboración que en el período renacentista: destacaron la cerámica blanca y azul de Delft (Holanda) y el vidrio pulido y tallado de Bohemia.[155]​ En metalistería destacaron los trabajos de forja franceses, especialmente rejas y barandillas, como en los palacios de Versalles, Saint-Cloud y Chantilly. En bronce destacan el baldaquino de San Pedro y la cátedra de San Pedro, ambos de Gian Lorenzo Bernini.[156]

En esta época destacó especialmente la ebanistería, que se caracterizó por las superficies onduladas (cóncavas y convexas), con volutas y diversos motivos como cartelas y conchas. En España surgió el bargueño, cofre rectangular con asas, con numerosos cajones y compartimentos, así como el sillón llamado frailero (o misional en Hispanoamérica). A finales del siglo XVII se desarrolló en los Países Bajos la técnica de la marquetería. La edad de oro de la ebanistería se produjo en la Francia de los Luises, donde se alcanzaron altos niveles de calidad y refinamiento, sobre todo gracias a la obra de André-Charles Boulle.[157]​ Las artes gráficas tuvieron una gran difusión durante el Barroco, continuando el auge que este sector tuvo durante el Renacimiento. Las técnicas más empleadas fueron el aguafuerte y el grabado a punta seca,[158]​ En el siglo XVII en las que destacaron Guido Reni, Claude Lorrain, Abraham Bosse, Jacques Bellange, Jacques Callot, Peter Paul Rubens, Lucas Vorsterman I, Anton van Dyck, José de Ribera, Francisco Ribalta, Francisco Herrera el Viejo y, especialmente, Rembrandt.[158]

Rococó

El rococó[nota 4]​ se desarrolló en el siglo XVIII —en convivencia a principios de siglo con el Barroco y, a finales, con el neoclasicismo—, y supuso la pervivencia de las principales manifestaciones artísticas del Barroco, con un sentido más enfatizado de la decoración y el gusto ornamental, que son llevados a un paroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia.[160]​ Estilísticamente, en Francia se dieron los estilos Luis XV y Luis XVI. En 1766 se fundó en Francia la École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, el primer centro de formación en artes decorativas de renombre.

Las artes decorativas tuvieron especial relevancia, ya que el rococó fue un arte de aire burgués dedicado a la ostentación y el lujo.[161]​ Se desarrolló notablemente el interiorismo, con especial énfasis en el mobiliario, los espejos, las sedas, los tapices y los objetos de porcelana. Esta última tuvo una gran difusión, sobre todo la de Meissen y la de Sèvres, con delicados motivos ornamentales, preferentemente de estilo oriental.[162]​ En España continuó la producción de cerámica en Talavera, Alcora y Manises, donde se puso de moda un tipo de zócalo de azulejos con escenas de caza o paisajes.[163]

 
Pareja de bustos de porcelana de Alcora (c. 1750), de Julián López, Museo del Diseño de Barcelona

El vidrio tuvo igualmente un gran auge, con Venecia todavía al frente de la producción, así como Bohemia, donde se consiguió un vidrio transparente e incoloro que sustituyó al cristal de roca usado desde el Renacimiento. El tapiz tuvo un gran centro de producción en Lyon, donde se pusieron de moda los motivos orientales y exóticos (chinescos, indianos, turquescos).[164]​ En España adquirieron notoriedad los tapices de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara (creada en 1720), algunos de ellos diseñados por Goya.[165]​ La orfebrería tuvo igualmente un centro difusor en Francia, donde destaca la obra de Juste-Aurèle Meissonnier.[166]​ En metalistería destacan las rejas de hierro para la plaza Stanislas de Nancy, obra de Jean Lamour (1750-1758).[167]

En ebanistería, el estilo Luis XV francés fue una etapa de transición entre Barroco y rococó, de carácter más íntimo y reservado, con proliferación de saloncitos y tocadores con mobiliario de líneas suaves y tamaño más reducido, decorados con bronce y palisandro y marqueterías de formas geométricas de color claro sobre fondo oscuro; uno de sus mejores exponentes fue Jean-Henri Riesener.[168]​ En el Reino Unido destacó la obra de Thomas Chippendale, quien dio origen al llamado «estilo Chippendale» (segunda mitad del siglo XVIII), caracterizado por el eclecticismo, con mezcla de elementos góticos, rococó, palladianos y chinescos.[169]​ En esta época apareció la litografía, nueva modalidad de grabado sobre piedra caliza, inventada por Aloys Senefelder en 1796. Fue usada por pintores como Goya, Gainsborough o Géricault.[170]

Neoclasicismo

El auge de la burguesía tras la Revolución francesa favoreció el resurgimiento de las formas clásicas, más puras y austeras, en contraposición a los excesos ornamentales del Barroco y rococó, identificados con la aristocracia. A este ambiente de valoración del legado clásico grecorromano influyó el hallazgo arqueológico de Pompeya y Herculano, junto a la difusión de un ideario de perfección de las formas clásicas efectuado por Johann Joachim Winckelmann, quien postuló que en la antigua Grecia se dio la belleza perfecta, lo que generó un mito sobre la perfección de la belleza clásica que aún condiciona la percepción del arte hoy día.[171]​ En Francia se dieron los estilos Directorio e Imperio, mientras que en el Reino Unido se desarrolló el estilo georgiano —llamado así por los reinados de Jorge I, Jorge II y Jorge III—, seguido por el estilo Regencia. Su equivalente en Estados Unidos fue el estilo federal. Las artes decorativas vuelven a los temas clásicos (laurel, guirnaldas, esfinges) y al colorido austero, muchas veces monocromo, con volúmenes compactos y formas sencillas.[172]

En cerámica destaca la obra de Josiah Wedgwood, que creó un tipo de loza de color crema que tuvo gran éxito internacional. Continuó también la porcelana de Sèvres, esta vez imitando temas antiguos.[173]​ En vidrio, la francesa Vidriería Real de San Luis elaboró piezas de cristal potasa a imitación de la cristalería bohemia (façon de Bohême), mientras que en la propia Bohemia continuó con éxito su producción de cristalería de gran calidad, con un estilo más sobrio que en la época rococó. También prosperó el vidrio veneciano, especialmente con unas opalinas blancas que imitaban la porcelana.[174]​ La orfebrería evolucionó como el resto de las artes a formas más austeras y temáticas de inspiración clásica.[175]​ En las artes del metal cabe destacar la reja del Palacio de Justicia de París (1783-1785) y la reja del coro de Notre-Dame de París (1809).[176]

La ebanistería retornó a formas más clásicas, representada principalmente en el Reino Unido por Robert Adam, George Hepplewhite y Thomas Sheraton.[177]​ En Francia, con el llamado estilo Directorio (1795-1805) se volvió a un tipo de mueble más sobrio, con preponderancia de lo constructivo sobre lo decorativo y el uso de los colores puros de la madera frente a los tonos pastel del rococó. El estilo Imperio se desarrolló en la Francia napoleónica, de donde pasó al resto de Europa, sustituyendo la sobriedad por la ostentación y el lujo, con un estilo suntuoso, con preferencia por temas exóticos y orientales, preferentemente egipcios (égyptiennerie), debido a la campaña napoleónica en Egipto (1798-1801).[178]

Arte contemporáneo

 
Habitación egipcia, del libro Household Furniture & Interior Decoration, de Thomas Hope, Londres (1807). En esta obra Hope acuñó el término «decoración de interiores», dando inicio al interiorismo[179]

Entre finales del siglo XVIII y principios del xix se sentaron las bases de la sociedad contemporánea, marcada en el terreno político por el fin del absolutismo y la instauración de gobiernos democráticos —impulso iniciado con la Revolución francesa— y, en lo económico, por la Revolución Industrial y el afianzamiento del capitalismo, que tendría respuesta en el marxismo y la lucha de clases. En el terreno del arte, comienza una dinámica evolutiva de estilos que se suceden cronológicamente cada vez con mayor celeridad, que culminará en el siglo XX con una atomización de estilos y corrientes que conviven y se contraponen, se influyen y se enfrentan.

En esta época se inicia en el terreno de las artes decorativas el diseño moderno. La nueva era industrial había puesto al alcance de la población multitud de objetos que antes eran manufacturados, construidos en serie sin un especial interés en su ornamentación. En reacción a ello, movimientos como el Arts & Crafts y el modernismo revalorizaron de nuevo el objeto como obra singular e iniciaron una nueva forma de elaboración de los mismos basada en un diseño previo, lo que les confería, pese a su posterior fabricación industrial en muchos casos, un nuevo valor de origen intelectual. Uno de los factores que propiciaron la rápida difusión del diseño fue el gran aumento de los medios de comunicación de masas, junto a la celebración de eventos especiales como las exposiciones universales. Estos factores, unidos al incremento de un número cada vez mayor de público capaz de adquirir obras de arte y artesanía, propició un ambiente cada vez más dinámico e interrelacionado que comportó un aspecto de popularización del gusto, propiciando las corrientes de moda que tanta importancia tendrían en el siglo XX.[180]

Siglo XIX

Romanticismo
 
Salón estilo Biedermeier (c. 1825), de Leopold Zielcke, Berlín

El romanticismo fue un movimiento de profunda renovación en todos los campos artísticos, con una especial valoración de la cultura popular, lo exótico y el retorno a formas artísticas menospreciadas del pasado, especialmente las medievales. En Francia coincidió con el estilo Restauración y el Luis Felipe, en el Reino Unido con el primer victoriano, en Alemania el Biedermeier y en España con el fernandino y primer isabelino.

El estilo Restauración (1815-1830) sucedió al estilo Imperio, con el que mantuvo una cierta línea de continuidad. Su principal rasgo estilístico continuó siendo el clasicismo, aunque de líneas más pesadas y toscas.[181]​ Le sucedió el estilo Luis Felipe (1830-1848), que heredó sus premisas pero con un aire más pesado y ostentoso, más declaradamente burgués, con un mobiliario de inspiración gótica y renacentista.[182]​ El estilo victoriano evolucionó estilísticamente del romanticismo al neogótico y Arts & Crafts, con tendencia a una ornamentación compleja y recargada y, en mobiliario, predilección por la curva y las superficies mullidas.[183]​ En Alemania y Austria surgió el estilo Biedermeier (1820-1840),[nota 5]​ inspirado en estilos anteriores como el gótico, el Renacimiento, el rococó, el pompeyano y el Luis XVI.[185]​ En España, los estilos fernandino e isabelino se dieron sobre todo en mobiliario: el primero recibió la influencia del Restauración francés y el Regencia inglés, aunque más pesado y con mayor énfasis por la practicidad, y gusto por las formas rectangulares;[186]​ el segundo se inspiró en el Biedermeier, con gusto por el lujo y la ostentación, aunque sin renunciar al confort y la funcionalidad.[187]

Historicismo

La arquitectura historicista se basó en el eclecticismo y en el revival de estilos anteriores reinterpretados según conceptos modernos, lo que produjo movimientos como el neorrománico, el neogótico, el neobarroco, etc. La inspiración en estos estilos del pasado llevó a una mayor preocupación por la exactitud histórica, por imitar a la máxima perfección todos los detalles del estilo replicado. Para ello se acudió con asiduidad tanto a referencias bibliográficas como a exponentes museísticos de esos estilos. En 1857 se fundó el Victoria & Albert Museum de Londres con el objetivo de establecer los parámetros fundamentales para definir las premisas fundamentales del diseño contemporáneo.[188]

Una de las mayores fuentes de inspiración fue el pasado medieval, como se denota en la decoración del castillo de Neuschwanstein, promovido por el rey Luis II de Baviera.[188]​ El neogótico surgió en Reino Unido ya a mediados del siglo XVIII, pero se desarrolló especialmente en el xix, con variedades locales como el estilo Troubadour y Segundo Imperio en Francia y el isabelino en España. Se dio especialmente en el mobiliario, pero también en otros detalles ornamentales aplicados a la arquitectura. El neogótico influyó en el modernismo de finales de siglo, especialmente en Cataluña.[189]​ Uno de los mayores teóricos de este movimiento fue Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, mientras que como diseñador destacó el arquitecto Augustus Welby Northmore Pugin, quien diseñó muebles, joyas y platería basados estrictamente en precedentes medievales.[189]​ En Reino Unido hubo a mediados de siglo un revival del estilo Reina Ana, que consistió en la elaboración de reproducciones —especialmente mobiliario y platería— de aquel período, como se denota en las sillas y mesas de patas cabriolé.[190]​ Uno de sus máximos exponentes fue Edward William Godwin, arquitecto y diseñador vinculado al movimiento esteticista, muy influido por el arte japonés, hasta el punto que diseñó un tipo de mobiliario llamado «anglo-japonés».[191]

Arts & Crafts

En el último tercio del siglo XIX tuvo especial relevancia el movimiento británico Arts & Crafts (Artes y Oficios), promovido por John Ruskin y William Morris. Esta corriente defendía una revalorización del trabajo artesanal y propugnaba el retorno a las formas tradicionales de fabricación, estipulando que el arte debe ser tan útil como bello.[192]​ Tras los planteamientos de Ruskin y Morris, Charles Robert Ashbee fue el principal organizador del movimiento. En 1888 fundó la Guild and School of Handicraft en Toynbee Hall (Londres), donde diseñó mobiliario, platería y metalistería en un estilo cercano al modernismo.[193]

En la órbita de Morris trabajó Arthur Heygate Mackmurdo, fundador del taller Century Guild de decoración de interiores, donde elaboró muebles que destacaron por las líneas y ángulos rectos, como su famosa silla de 1881.[194]​ En Estados Unidos, este movimiento —llamado allí American Craftsman— estuvo representado por Gustav Stickley, diseñador de un tipo de mobiliario sencillo y funcional, sin adornos, que empezó a construir en serie, con vistas a una mayor comercialización de sus productos.[195]​ En general, estos artistas abandonaron el neogótico por un estilo más sencillo, ligero y elegante, inspirado en parte en el estilo Reina Ana. En la década de 1890 se recibió la influencia modernista, pero poco después Philip Webb retornó a un estilo más rústico y austero. Hacia 1900 el movimiento se fue diluyendo, principalmente por la contradicción generada por el hecho de que su producción artesanal encarecía el producto y solo podían vender a clientela selecta, lo que chocaba con su ideario cercano al socialismo utópico, mientras que para llegar a las masas habrían tenido que recurrir a la fabricación seriada, lo que contravenía su defensa de la artesanía manual.[196]

Modernismo
 
Alegoría de la III Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona (1890-1903), de Antoni Rigalt, vidrio emplomado con pintura de grisalla y esmalte, Museo del Diseño de Barcelona

El modernismo fue un movimiento arquitectónico que surgió hacia 1880 en varios países, en función del cual recibió distintos nombres: Art Nouveau en Francia, Modern Style en Reino Unido, Jugendstil en Alemania, Sezession en Austria, Liberty en Italia y modernismo en España, país en el que destacó el modernismo catalán. Perduró hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial.[9]​ Este estilo, por su carácter ornamental, supuso una gran revitalización de las artes decorativas, con una nueva concepción más enfocada en el acto creador y en la equiparación con el resto de artes plásticas, hasta el punto de que sus artífices plantearon por primera vez la «unidad de las artes». El diseño modernista planteaba en general la revalorización de las propiedades intrínsecas de cada material, con unas formas de tipo organicista inspiradas en la naturaleza.[197]​ Aunque teóricamente se oponía al historicismo, se inspiraron en numerosos estilos del pasado, especialmente el arte medieval, el celta, el oriental y el rococó. Por otro lado, algunos diseños de Hector Guimard apuntaban al arte abstracto, mientras que Henry Van de Velde, iniciado en el modernismo, supone la transición entre el modernismo y el diseño industrial.[198]

 
Dragón de trencadís del parque Güell (1900-1903), de Antoni Gaudí

Un claro exponente de arquitecto preocupado por el interiorismo fue Antoni Gaudí, que diseñó muchos de los muebles para sus obras, tanto civiles como religiosas, realizó diseños de forja (como su famoso dragón de los pabellones Güell), e innovó en el terreno del mosaico con su técnica del trencadís, un tipo de aplacados de cerámica hecha con piezas de desecho que disponía en combinaciones originales y fantasiosas, como su banco ondulante del parque Güell.[199]​ Otros arquitectos que realizaron diseños ornamentales fueron Victor Horta, Hector Guimard (creador de la reja para las estaciones de metro de París, que se convirtió en uno de los iconos visuales del Art Nouveau),[200]Charles Rennie Mackintosh, Josef Hoffmann y Joseph Maria Olbrich. También hubo referentes en la pintura y la ilustración, como Alfons Mucha, Koloman Moser y Émile-Victor Prouvé.

En vidrio, Émile Gallé realizó piezas con incrustaciones de hojas de oro o plata, placas de mica y fibras de asbesto, inspiradas en la naturaleza.[201]Louis Comfort Tiffany recibió la influencia de Gallé, desde la que innovó técnica y estilísticamente, como en su Favrile Glass, una técnica de vidrio soplado y posteriormente irisado por exposición a humos de metal fundido.[202]René Lalique, orfebre y vidriero, elaboró obras más sencillas, lejos de las formas sinuosas de moda hasta entonces, generalmente con una producción seriada.[202]​ En orfebrería destacó también Peter Carl Fabergé, creador de piezas de gran fantasía entre las cuales destacan sus «huevos de Pascua», que confeccionaba para la familia real rusa.[203]​ El mobiliario destacó por su diseño armonioso y proporcionado, con predominio de las formas ondulantes. Algunos de sus mejores exponentes fueron: Arthur Liberty, Henry Van de Velde, Émile Gallé, Louis Majorelle, Carlo Bugatti y Gaspar Homar.[204]​ En cerámica destacó Auguste Delaherche, autor de porcelana y jarrones de gres decorados con barnices.[205]​ En tapicería, Hermann Obrist diseñó bordados de formas vegetales que tuvieron gran éxito, especialmente el conocido como El látigo.[206]

Siglo XX

En el siglo XX las artes decorativas tuvieron una rápida evolución, marcada por el uso de nuevos materiales y tecnologías más avanzadas. Con una clara apuesta por el diseño como base creadora, en esta centuria se remarcó el aspecto intelectual de estas creaciones frente a la mera realización material otorgada tradicionalmente a la artesanía. Sin embargo, la producción en serie de los objetos ornamentales llevó a afirmar a expertos como Gérald Gassiot-Talabot que «las artes decorativas han muerto», circunstancia que sitúa en los años 1930, con movimientos como la Bauhaus y los primeros diseños industriales.[207]​ Un elemento coadyuvante sería el factor moda resultante del consumismo como motor de cambio y evolución del nuevo diseño industrial, que resultaría en el nuevo concepto del styling —representado fundamentalmente por Raymond Loewy—, que incide en el aspecto comercial del producto.[208]

Técnicas tradicionales

Las artes decorativas tradicionales continuaron en más o menos medida, aunque a menudo relegadas al concepto de artesanía frente al nuevo diseño industrial. El mosaico tuvo un nuevo renacer en Italia gracias a la obra del escultor Gino Severini, quien fundó un taller en París en 1951 que posteriormente se convertiría en la Escuela de Bellas Artes Gino Severini.[209]​ En cerámica también se exploraron nuevas técnicas y materiales. Como en otros campos, se vinculó con artistas de reconocido prestigio, como Georges Rouault, Raoul Dufy, Pablo Picasso y Joan Miró. Este último, en colaboración con el ceramista Josep Llorens i Artigas, realizó grandes murales cerámicos como los de la sede de la Unesco en París, la Universidad de Harvard, la Fundación Maeght y el aeropuerto de Barcelona.[210]

La vidriera siguió dos vías: la tradicional y la que utiliza nuevas técnicas y materiales, como el cemento armado en vez del emplomado y el plástico o el poliéster en vez del vidrio.[211]​ En cuanto a cristalería, perduró el vidrio de Murano (Venecia), así como el de Bohemia, que hizo un esfuerzo de renovación a través del vidrio tallado. En Finlandia, Tapio Wirkkala fabricó vidrios con burbujas y, en Suecia, se elaboró vidrio con decoración grabada figurativa o abstracta.[212]​ En la orfebrería el material más utilizado fue el diamante, así como las piedras preciosas.[213]

El mobiliario siguió un diseño más funcional, con utilización de nuevos materiales como el acero, el aluminio y el plástico. Algunos exponentes, como la silla cantilever de Mart Stam, el sillón de acero tubular de Marcel Breuer o la silla-corola de plástico diseñada por Eero Saarinen, iniciaron el diseño industrial en mobiliario. Un claro exponente del nuevo mobiliario de diseño innovador fue la famosa silla roja y azul de Gerrit Thomas Rietveld (1923), de formas geométricas y colores primarios. La madera fue nuevamente revalorizada en los países nórdicos, con artífices como Alvar Aalto, Kaare Klint y Børge Mogensen, así como en Estados Unidos con Charles Eames.[214]​ La tapicería se acercó notablemente a la pintura, ya que muchas obras de pintores como Georges Rouault, Pablo Picasso, Georges Braque, Raoul Dufy, Henri Matisse, Fernand Léger o Joan Miró fueron llevadas al telar. En cambio, Jean Lurçat renovó el tapiz y lo devolvió a su concepto inicial, ligado a la arquitectura —que es su marco original— y alejado de la pintura.[215]

El grabado fue practicado por numerosos pintores, como Pierre Bonnard, Maurice Denis, André Derain, Max Slevogt, Henri Matisse, Marc Chagall, Vasili Kandinski, Paul Klee, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Eduardo Chillida y Antoni Tàpies. Los métodos más empleados fueron la xilografía, la litografía y el aguafuerte, y se desarrollaron nuevas técnicas como el aguatinta al color y la serigrafía, así como la impresión offset.[216]

Art déco
 
Diseño de objetos de uso art déco Pal-Bell, de Maurice Ascalon

En 1925 se celebró en París la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, que supuso el punto de arranque del art déco.[nota 6]​ En realidad, la exposición de 1925 fue la oficialización de un movimiento que se llevaba gestando hacía unos años —desde el fin de la Primera Guerra Mundial— como estilo sucesor del modernismo: en 1919 Louis Süe y André Mare crearon la Compagnie des Arts Français, caracterizada por un mobiliario de inspiración tradicional pero exuberante decoración. Este estilo, que perduró hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, supuso una revolución para el interiorismo y las artes gráficas e industriales. Se caracterizó por la predilección por la línea curva y el floreado simétrico en artes gráficas, y las formas cuadradas y geométricas en mobiliario y decoración interior. Dirigido principalmente a un público burgués, destacó por la ostentación y el lujo, y se desarrolló notablemente en ilustración publicitaria (Erté) y cartelismo (Cassandre).[218]​ Sin embargo, el aspecto kitsch de muchas de sus producciones provocó que fuese denostado por las corrientes de vanguardia y no fue hasta los años 1960 cuando fue revalorizado por movimientos como el pop art, que buscó inspiración en algunas de sus obras.[219]

Uno de los terrenos donde más floreció este estilo fue el mobiliario, donde destacó Jacques Émile Ruhlmann, decorador y diseñador de muebles de gran sentido comercial, siempre atento en captar lo último en tendencias de moda.[220]​ En orfebrería destacan algunas producciones del modernista René Lalique realizadas en esta época, mientras que otro nombre destacable fue Jean Puiforcat, que realizó piezas de platería de gran calidad, de aspecto austero pero lujoso.[221]​ En metalistería cabe citar a Jean Dunand, autor de piezas de metal y laca, con un diseño geométrico, generalmente jarrones incrustados de oro, plata, esmalte u otros materiales.[222]​ En vidrio, Maurice Marinot realizó preferentemente cuencos y frascos de concepción más ornamental que práctica, con formas escultóricas de aspecto macizo, con o sin color, a veces esmaltados y, en ocasiones, con dibujos realizados al aguafuerte.[223]

Bauhaus
 
La silla Wassily, de acero cromado, diseñada por Marcel Breuer en 1925

Uno de los movimientos más innovadores en el terreno del diseño fue la Escuela de la Bauhaus[nota 7]​ que, frente a la excesiva ornamentación del art déco, introdujo un concepto de diseño más racional y funcional, más adaptado a las necesidades reales de la gente. Esta escuela pretendía romper las barreras entre arte y artesanía, con una clara apuesta por la producción industrial. Nació en 1919, cuando el arquitecto Walter Gropius asumió la dirección de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, que rebautizó como Das Staatliche Bauhaus Weimar. Su objetivo era «la obra de arte colectiva, el Edificio, dentro de la cual no haya barreras que separen las artes estructurales de las artes decorativas».[225]​ Los estudiantes de la escuela aprendían teorías de la forma y del diseño, así como talleres de piedra, madera, metal, barro, vidrio, tejido y pintura. Gropius rechazaba la producción industrial, con una postura cercana al movimiento Arts & Crafts, y defendía el trabajo cooperativo, así como la responsabilidad social del diseñador. La Bauhaus se trasladó a Dessau en 1925 y a Berlín en 1932. A Gropius sucedió en la dirección Hannes Meyer en 1928 y, a este, Ludwig Mies van der Rohe en 1930. La escuela fue cerrada por los nazis en 1933.[225]

Su diseño se basaba en la simplicidad, la abstracción geométrica y el uso de colores primarios y de nuevas tecnologías, como se hizo patente en el mobiliario de acero tubular creado por Marcel Breuer, la silla Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe, los muebles de conglomerado de Alvar Aalto, o las lámparas diseñadas por Marianne Brandt. En esta escuela destacaron creadores como László Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, Johannes Itten, Paul Klee, Josef Albers, Vasili Kandinski, Lilly Reich, Gerhard Marcks o Wilhelm Wagenfeld.[226]

Diseño industrial

En el siglo XX el diseño industrial llevó al interiorismo a la vía de la creación intelectual y el diseño funcional, con un progresivo aumento de la experimentación con nuevos materiales (plástico, fibra de vidrio) y una mayor atención a las necesidades de mercado.[227]​ Aunque no hay una definición unánimemente aceptada, por lo general se considera el diseño industrial como el diseño de productos concebidos para ser fabricados en serie mediante procesos mecánicos (cadenas de montaje). De forma intrínseca, un diseño industrial debe ser planificado en su totalidad antes de entrar en el proceso de fabricación, sin posteriores manipulaciones.[228]

En Alemania, arquitectos y diseñadores como Peter Behrens, Richard Riemerschmid y Bruno Paul, y talleres y asociaciones como Deutsche Werkstätten y Deutsche Werkbund, sentaron las bases del diseño industrial en una primera fase. Tomó el relevo la Bauhaus, donde el diseño industrial pasó al ámbito académico, y sus postulados fueron igualmente adoptados por la arquitectura racionalista (o Estilo Internacional). Tras la clausura de la Bauhaus por los nazis en 1933 la mayoría de sus componentes se trasladó a Reino Unido o Estados Unidos, países que recogieron el testigo del diseño industrial. Tras la Segunda Guerra Mundial, los ideales de la Bauhaus fueron retomados en Alemania por Max Bill, fundador de la Hochschule für Gestaltung en Ulm (1951).[229]​ En Francia el pionero fue el arquitecto Le Corbusier, quien proclamó la «absoluta autonomía expresiva de los objetos producidos industrialmente» y señaló como aspectos básicos del nuevo diseño la pureza de líneas, la funcionalidad de los materiales y la luminosidad de las superficies.[230]​ En Estados Unidos fue pionero Frank Lloyd Wright, hasta la eclosión del diseño en los años 1930 con figuras como Henry Dreyfuss, Raymond Loewy y Walter Dorwin Teague. En esa década se establecieron también algunos maestros de la Bauhaus como Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius y László Moholy-Nagy, quienes enseñaron a una nueva generación de diseñadores. Posteriormente destacaron Charles Eames, George Nelson y Harry Bertoia.[231]

Posteriormente, en Europa el diseño industrial tuvo dos corrientes principales: la escandinava y la italiana. La primera, representada por Arne Jacobsen, Alvar Aalto, Eero Saarinen y Poul Kjærholm, tenía sus raíces en el arte popular y se basaba en la naturalidad y sencillez de las formas como premisa fundamental del diseño. Por su parte, el diseño italiano era más audaz y extravagante, con predilección por el colorido vivo, uso de materiales artificiales como la resina, el plástico y el conglomerado, así como el acero y materiales más «nobles» como el mármol. Fue representado principalmente por Ettore Sottsass, Joe Colombo y Gae Aulenti.[232]

Nuevas tendencias
 
Silla diseñada por Verner Panton (1960)

Desde la Segunda Guerra Mundial las artes decorativas tradicionales y el diseño industrial han convivido con nuevas corrientes de la vanguardia artística que, ocasionalmente, han hecho incursiones en el campo del diseño. Uno de los estilos artísticos que se internaron en este terreno fue el pop art, surgido en Reino Unido y Estados Unidos en torno a 1955 como movimiento de rechazo al expresionismo abstracto, con un marcado componente de inspiración popular. Destaca el mobiliario diseñado por Verner Panton o el del equipo italiano formado por Jonathan de Pas, Donato d'Urbino y Paolo Lomazzi, creadores de la silla inflable Blow (1967) y el Sofá de Joe (1971).[233]​ Otro movimiento interesado por el diseño fue el arte abstracto orgánico, que se caracteriza por la utilización de formas redondeadas inspiradas en la naturaleza. Uno de sus principales representantes fue Isamu Noguchi, autor de muebles, lámparas y otros objetos elaborados con una concepción escultórica, como su famosa mesa de café con base madera y tablero de cristal (1947).[234]

Entre las décadas de 1950 y 1960 se dio el Italia el estilo llamado Neoliberty, con predominio de las líneas curvas, representado por Gae Aulenti, Franco Albini, Vittorio Gregotti y Carlo Mollino.[235]​ También en esas fechas se dio en Italia el llamado techno-chic, un estilo lujoso y brillante aplicado sobre todo al mobiliario y la iluminación, con empleo de materiales como el cuero, el cromo y el plástico.[236]​ Entre los años 1960 y 1970 hubo una tendencia en la arquitectura y el diseño conocida como «antidiseño» (también «contradiseño» o «diseño radical»), representada por el estudio británico Archigram y los italianos Archizoom y Superstudio. Una de sus mejores realizaciones fue la silla Mies de Archizoom (1969).[237]

Desde 1975 predominó el arte posmoderno, llamado así por oposición al arte moderno, ya que se asume el fracaso de los movimientos de vanguardia como el fracaso del proyecto moderno. Este movimiento supone el retorno a las formas y estilos tradicionales del arte que, sin embargo, son reinterpretados y mezclados de forma libre y arbitraria. Destacaron diseñadores como Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Michele de Lucchi y Philippe Starck, así como en las artes gráficas Wolfgang Weingart, Neville Brody y Javier Mariscal.[238]

Siglo XXI

 
Silla Clover (2006), de Ron Arad, Indianapolis Museum of Art

El nuevo milenio se inició con un hilo de continuidad con la centuria anterior, tanto en la pervivencia de las técnicas tradicionales, cada vez más relegadas a la consideración de artesanía, como en la evolución del diseño industrial. Estilísticamente, al inicio del siglo continuó predominando el arte posmoderno, aunque también se notó la influencia de movimientos arquitectónicos como el high-tech y el deconstructivismo. Un fenómeno social de la transición de siglo fue el nuevo concepto de mobiliario automontable y venta de productos de diseño por catálogo o en grandes almacenes, que tuvo su paradigma en la empresa sueca Ikea, fundada en 1943 por Ingvar Kamprad. En general, la tendencia del nuevo milenio ha sido la del eclecticismo, la mezcla de estilos, así como la búsqueda de la sencillez y el confort. En el interiorismo se denotó asimismo una mayor preocupación por la sostenibilidad medioambiental y un gran auge del uso de nuevas tecnologías. Entre los diseñadores más destacados de la transición de siglo cabe citar a Ron Arad, cercano al deconstructivismo, quien elabora obras de materiales reciclados con una apariencia escultórica; y Andrée Putman, diseñadora de estilo ecléctico que mezcla elementos rococó, high-tech y posmodernos.[239]

Arte no occidental

África

 
Cabeza moldeada en bronce (siglo XII), obra del pueblo yoruba, Ife, Nigeria

El arte africano ha tenido siempre un marcado carácter mágico-religioso, destinado más a ritos y ceremonias de las diversas creencias animistas y politeístas africanas que no a fines estéticos, aunque también hay producciones de signo ornamental. La mayoría de producciones en el terreno de las artes decorativas se han dado en cerámica, joyería y tejidos, así como objetos de metalurgia.[240]

En la región sudanesa (desde la sabana de la costa hasta el Chad) destacan las urnas funerarias, vasos de terracota y joyas de bronce (pendientes, pectorales, brazaletes y anillos). El arte de la madera fue practicado por los dogon de Malí, los bobo de Burkina Faso y los senufo, especialmente unos taburetes con patas con forma de figuras humanas.[241]​ En la región guineana (Costa de Marfil, Ghana, Benín, Nigeria y Camerún) se han producido interesantes obras de cerámica, especialmente en Benín, con vasijas modeladas a mano y cocidas de forma precaria, de color rojo o blanqueadas con cal y decoración lineal. También destaca en esta región la orfebrería, especialmente en las tribus ashanti. También elaboraban objetos de hierro, cobre, bronce y latón. En cuanto a la madera, fue practicada en todo tipo de objetos y mobiliario, especialmente los tronos y asientos rituales de Camerún y Benín. Otros artes practicados en la región fueron la eboraria, el tejido y la cestería.[242]​ En el área congoleña (República Centroafricana, Congo, República Democrática del Congo y Angola) se practicó la metalistería, en la que destacan los jarros mangbetu (Congo central) de forma globular y cuello en forma de cabeza humana femenina. Destacó también el trabajo de la madera, presente en máscaras, tambores, cabeceras, asientos, copas, peines, cofres, cubiletes y otros objetos. En el tejido Kuba destaca el llamado «terciopelo de Kasai» practicado por los bakuba, elaborado con palma y decorado con cuadrados, rombos y triángulos. En cestería son remarcables las canastillas para plátanos de los bakwele del Congo.[243]

Oceanía

El arte oceánico está marcado por la multiplicidad de territorios insulares que jalonan el océano Pacífico, donde destacan las islas de Australia y Nueva Zelanda, así como tres principales áreas de islas y archipiélagos: Polinesia, Melanesia y Micronesia. La primera cultura desarrollada en la zona fue la lapita (1500-500 a. C.), originada en Nueva Caledonia y extendida por Nueva Guinea y Polinesia occidental (islas Salomón, Vanuatu, Fiyi, Tonga y Samoa, principalmente). Se caracteriza por su cerámica decorada con motivos dentados hechos con peines o púas, así como objetos de obsidiana y conchas. Entre el 500 a. C. y el 500 d. C. continuó la colonización hacia Micronesia, Melanesia y Polinesia oriental (islas Sociedad, Marquesas, isla de Pascua, Hawái), aunque en estas primeras fases no se han hallado numerosos vestigios, excepto algunos utensilios y abalorios, principalmente de conchas.[244]

Con posterioridad, cada área regional desarrolló distintas formas de arte: en Nueva Guinea se producía un tipo de cerámica decorada con espirales incisas, así como muebles de madera, mosaicos de plumas de ave, cajas de bambú y calabazas pirograbadas; en las islas Salomón se han encontrado pendientes de concha con incrustaciones de nácar, maderas talladas usadas como adorno en piraguas y vasos de madera con dibujos grabados; en Nueva Zelanda era característico en los objetos ornamentales el uso de espirales y el horror vacui, encontrados en maderas talladas usadas en piraguas, cajas y bajorrelieves de las casas, así como los pendientes de jade llamados hei tiki; en las islas Samoa destaca la producción de tejidos de corteza vegetal (tapa) decorados con dibujos, generalmente losanges o ajedrezados; en las islas Hawái se confeccionaban cuencos y platos de madera sostenidos por cariátides, así como vestidos y cascos adornados con plumas, como el manto del rey Kamehameha, de 3,50 m de largo por 2,50 m de ancho.[245]

Arte precolombino

 
Cerámica escultórica con motivos eróticos de la cultura moche, Museo Larco Herrera, Lima, Perú

Se denomina arte precolombino al producido en el continente americano antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Aquí florecieron a lo largo del tiempo diversas culturas, entre las que destacan los mayas y aztecas en México y los incas en Perú.[246]

 
Colgante tairona de tumbaga (aleación de oro y cobre), Museo del Oro, Bogotá

Una de sus principales manifestaciones fue la cerámica, realizada sin torno, en modelado o vaciado. En México se han hallado urnas funerarias y vasos con cabeza de forma caricaturizada entre los toltecas, vasos mixtecas, vasos y trípodes mayas o las máscaras de terracota totonacas. Pero las mejores realizaciones son del Perú, con unos primeros exponentes en la cultura de Chavín, en la de los mochicas, los chimús y en Nazca, hasta desembocar en los mayas, entre los que destacan las ánforas puntiagudas con dos asas, con decoración pintada de tipo geométrico.[247]​ La orfebrería tuvo gran relevancia en las culturas precolombinas, especialmente en Perú, donde está constatado el trabajo del oro desde el siglo IX a. C. y la plata desde el siglo V a. C.[248]​ En México destaca el tesoro hallado en la tumba 7 de Monte Albán, donde se halló un pectoral de oro que representa al dios de los muertos Mictlantecuhtli. En Colombia, donde se halla una buena muestra en el Museo del Oro de Bogotá, destacan los pectorales antropomorfos de la cultura quimbaya, así como las piezas de tumbaga, una aleación de oro y cobre. En Ecuador se trabajó por primera vez el platino.[249]​ En Perú surgió una notable industria textil, quizá la primera del mundo —hay vestigios del siglo VII a. C.—, hilada con telar con hilos de casi doscientos colores distintos.[250]​ Se elaboraban tapices, gasas y brocados, con motivos ornamentales tanto figurativos como abstractos y geométricos.[251]

En América del Norte vivieron diversas tribus adaptadas a los múltiples hábitats de este continente, tales como regiones árticas, selvas, desiertos, bosques y praderas. Aunque cada una de ellas tenía su propia idiosincrasia artística, en general practicaban un arte mobiliar confeccionado con materiales como pieles, fibras vegetales, plumas, piedra, madera, cobre, mica, conchas, púas de puerco espín, etc. Las principales técnicas practicadas eran la cerámica, el textil y la cestería. Uno de los elementos típicos de las tribus nómadas eran los tipis, unas tiendas realizadas generalmente de piel de búfalo y dibujadas con emblemas tribales y familiares. La cerámica se desarrolló especialmente en el suroeste americano, con piezas notables entre la tribu de los mimbres, autores de unos cuencos decorados con pinturas de pájaros, animales y seres humanos.[252]

Asia

 
Vasija china de porcelana de la dinastía Qing (1723-1735), British Museum, Londres
China

El arte chino ha tenido una evolución más uniforme que el occidental, con un trasfondo cultural y estético común a las sucesivas etapas artísticas, marcadas por sus dinastías reinantes. Como la mayoría del arte oriental tiene una importante carga religiosa (principalmente taoísmo, confucianismo y budismo) y de comunión con la naturaleza. Al contrario que en Occidente, los chinos valoraban por igual la caligrafía, la cerámica, la seda o la porcelana, que la arquitectura, la pintura o la escultura, a la vez que el arte está plenamente integrado en su filosofía y cultura.[253]​ El arte en China se suele periodificar según sus dinastías gobernantes: Shang (1600-1046 a. C.), Zhou (1045-256 a. C.), Qin (221-206 a. C.), Han (206 a. C.-220 d. C.), período de las Seis dinastías (220-618), Tang (618-907), Song (960-1279), Yuan (1280-1368), Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911).

 
Placa de cinturón de jade con dragón, dinastía Yuan (siglo XIV)

Una de las principales expresiones de las artes decortivas chinas es la cerámica: los primeros vestigios son de época neolítica, alrededor del 2500 a. C. En época Shang se hacían vasijas de arcilla fina decorada por incisión, y durante la dinastía Zhou apareció una protoporcelana de gres vidriado con feldespato y un caolín impuro. En época Han se dio un tipo de cerámica esmaltada con un barniz plomífero. Durante la dinastía Ming se dio un tipo de porcelana blanca translúcida de gran perfeccionamiento técnico. Por último, en época Qing se elaboraron piezas tanto monocromas como policromas, con una predilección temática por las escenas pintorescas.[254]​ También destacó el jade, que se trabaja en China desde el milenio III a. C., usado como objeto ritual, ornamento, joya, amuleto, adorno de espadas o hebilla de cinturones.[255]

La orfebrería es escasa, debido a la pobreza del territorio chino en oro y plata. La mayor producción fue durante la dinastía Tang, sobre todo collares, pendientes y brazaletes con abundancia de perlas. De época Song destacó el uso de la filigrana, y los Yuan destacaron en platería. La dinastía Qing mantuvo los estilos anteriores, en piezas de gran suntuosidad con abundancia de perlas, jade, coral y otros materiales preciosos.[256]​ En el trabajo del metal sobresalen las obras en bronce, del que se crearon notables realizaciones ya desde el 1700 a. C. Además de vasos, se elaboraban cascos y armas, campanas, calderos-trípode (jue), espejos, cuchillos y cubiertos. En época Zhou proliferó el vaso hu, de grandes dimensiones. En época Han el bronce se volvió más suntuoso, con incrustaciones de materiales preciosos. Durante la dinastía Ming comenzó la decoración de vasijas de bronce en esmalte cloisonné.[257]

El mobiliario presenta dos tipologías principales: el cofre o caja y el bastidor, generalmente con un diseño de corte arquitectónico y estructura rectangular, de formas simples y austeras. Los Tang tenían un mobiliario más lujoso, con incrustaciones de oro, plata, nácar o marfil, en ocasiones lacados.[258]​ Otro gran exponente de las artes decorativas chinas es la laca, que se elabora desde el siglo XXIX a. C. El apogeo de la laca fue durante la dinastía Han, período en el que se perfeccionó la técnica, a veces con oro, plata o incrustaciones de nácar.[259]​ En cuanto al arte textil destaca la seda, descubierta en China en el milenio III a. C. Floreció especialmente desde la dinastía Han, período en el que comenzó a exportarse a través de la ruta de la seda.[260]

Japón
 
Porcelana de Imari (siglo XVIII)

El arte japonés ha estado marcado por su insularidad, aunque a intervalos ha ido recibiendo la influencia de las civilizaciones continentales, sobre todo de China y Corea. Gran parte del arte producido en Japón ha sido de tipo religioso: a la religión sintoísta, la más típicamente japonesa, formada alrededor del siglo I, se añadió el budismo en torno al siglo V, forjando un sincretismo religioso que aún hoy perdura. Como el arte chino, el japonés está imbuido de un profundo amor a la naturaleza, lo que se ha traducido en ocasiones en algunos objetos artísticos en una austeridad decorativa motivada por su imitación de los objetos naturales.[261]​ El arte japonés se divide en períodos históricos: Jōmon (5000-200 a. C.), Yayoi (200 a. C.-200 d. C.), Kofun (200-600), Asuka (552-646), Nara (646-794), Heian (794-1185), Kamakura (1185-1392), Muromachi (1333-1573), Momoyama (1573-1615), Edo (1615-1868) y Meiji (1865-1911).

 
Biombo de seis paneles del siglo XVII

En Japón, durante el período Jōmon, se produjo la cerámica más antigua producida por el ser humano (7000 a. C.), hecha a mano y decorada con incisiones o impresiones de cuerda.[262]​ En época Kofun (hacia el siglo V) aparece el trabajo en torno, probablemente por influencia coreana. Durante el período Kamakura se inició la producción de la que sería la cerámica más típicamente japonesa, con un centro productor de gran relevancia, el taller Seto en Owari. En época Muromachi la influencia del budismo zen comportó la creación de la ceremonia del té, que motivó un gran auge de la cerámica. En el período Momoyama la cerámica alcanzó un momento de gran apogeo, con Seto como uno de los primeros centros de producción. En el período Edo la cerámica tuvo uno de sus mayores centros de producción en Kioto, con influencia del arte chino y coreano, y se produjeron las primeras porcelanas, con un primer centro productor en Arita.[263]

En metalistería destacaron notablemente en el trabajo del bronce, empleado desde la época Yayoi en la elaboración de campanas, armas, espejos y otros objetos litúrgicos y utilitarios,[264]​ mientras que el hierro se dio principalmente en armaduras y espadas (katana).[265]​ La madera se usó escasamente para muebles, ya que la tradición japonesa es sentarse o estirarse en esteras de paja de arroz, aunque se dan mesas de escasa altura, cofres, estanterías, escritorios y otras modalidades menores.[266]​ Un elemento relevante es el biombo, una mampara movible de armazón de madera y paneles de tapicería, papel, cuero, laca u otros materiales.[267]​ Como en China, el arte japonés destacó en la laca, en la que se solían elaborar armarios, relicarios, biombos, cajas y cofres, máscaras, instrumentos musicales, etc. Como autores, en época Momoyama destaca el nombre de Honami Kōetsu y, en el período Edo, Ōgata Kōrin.[268]​ En arte textil destaca el trabajo de la seda, cuya principal tipología es el kimono.[269]

India
 
Olla y bandeja con estampado de flores, cristal de roca, oro y gemas (c. 1800), Museo Walters, Baltimore

El arte indio tiene un carácter principalmente religioso, que sirve como vehículo de transmisión de las distintas religiones que han jalonado la India: hinduismo, budismo, islamismo y cristianismo, principalmente. El subcontinente indio no ha dado una producción tan copiosa en artes decorativas como las vecinas China o Japón, por un lado por su historia de división en pequeños reinos, a menudo con ocupaciones extranjeras, así como el hecho de que la mayoría de la población no podía permitirse la posesión de productos suntuosos, reservados a una élite aristocrática; y, por otro lado, por el carácter perecedero de muchas de sus producciones, especialmente madera y tejido, en unas condiciones climatológicas no muy favorables, debido a los monzones.[270]

La cerámica es de escasa relevancia, principalmente utensilios de barro de carácter utilitario. Lo más renombrable son los vasos pintados de la cultura del Indo (Harappa, Mohenjo-Daro). En época Gupta se dieron relieves y baldosas de terracota para decorar templos. Ya en época mogol se introdujo la porcelana de tipo islámico.[271]​ Destacó más la orfebrería: en la cultura del Indo se hallan collares y brazaletes de oro y perlas. En Gandhāra se han encontrado joyas de influencia helenística, realizadas por incisión, repujado, alveolado, incrustación o filigrana. En la India también hubo una gran producción de jade que, a diferencia del chino, suele llevar incrustaciones de esmalte o piedras preciosas con una montura de oro.[272]​ El bronce fue trabajado desde la época de la cultura del Indo: en Mohenjo-Daro se halló una estatuilla de bailarina de bronce vestida de joyas. Desde el siglo II a. C. se trabajó también el acero, principalmente en armas, a veces damasquinadas de oro y plata.[273]

La madera se empleó poco en mobiliario, ya que eran más habituales las esteras o los asientos de caña o bambú. La presencia del mueble se dio más en el ámbito religioso, especialmente mesas y cofres, donde se denota una cierta influencia del Oriente Próximo. En época colonial se dio un tipo de mobiliario de estilo indoportugués, caracterizado por el empleo de maderas oscuras con incrustaciones de oro o marfil, así como el indoholandés, de ébano y maderas claras lacadas.[274]​ En cuanto al tejido, se trabajó la lana y el algodón para vestidos y tapices, mientras que la seda se importaba de China.[275]​ Cabe destacar también de época mogol la miniatura, que se desarrolló en libros lujosamente decorados, que eran considerados objetos de gran valor. Uno de los mejores miniaturistas fue Basawan, creador del estilo clásico de la miniatura mogol, de corte narrativo. [276]

Arte islámico

Con la Hégira de Mahoma en el año 622 surgió una nueva religión, el islamismo, que tuvo una rápida difusión desde el Próximo Oriente por el norte de África hasta la península ibérica, así como por la zona de los Balcanes tras la caída del Imperio bizantino en 1453. Con el tiempo, la nueva religión aglutinó a una gran diversidad de pueblos y culturas, por lo que su arte fue el reflejo de esta disparidad, lo que produjo numerosas manifestaciones y variantes estilísticas según la región donde se produjese.[277]​ En el arte islámico tuvieron un gran desarrollo las artes decorativas, debido principalmente a la prohibición de la representación de seres vivos, que restó uno de los motivos principales de la pintura y la escultura. A ello se añade la consideración de la arquitectura como un mero oficio, no como un arte, por lo que las artes decorativas se convirtieron en la principal manifestación artística islámica.[278]​ Los principales períodos históricos y artísticos dentro del Islam fueron el omeya, abásida, selyúcida, timúrida, safávida y otomano en Próximo Oriente; tuluní, fatimí, ayubí y mameluco en Egipto; y omeya, almorávide, almohade y nazarí en Al-Andalus.[279]

 
Arqueta de Hišām II (976), de madera recubierta de plata repujada, nielada y dorada, catedral de Gerona

En arquitectura se empleó mucho el estuco, que llegó a cotas de gran perfección técnica, especialmente en la época abásida y en el norte de África, así como en la España musulmana, donde se encuentra en la Aljafería de Zaragoza y en la Alhambra de Granada, y donde influyó en el arte mudéjar.[280]​ La cerámica fue heredera del ladrillo esmaltado del Próximo Oriente, al tiempo que también denota la influencia china. Destaca también la azulejería, empleada profusamente en las mezquitas de Estambul. En Al-Andalus se dio una cerámica de reflejo metálico, con una especial calidad en los talleres de Málaga, Paterna y Manises.[281]

El vidrio islámico fue de mucha mayor calidad que el elaborado coetáneamente en la Europa medieval, al ser heredero de los talleres de soplado de Egipto y Siria, de tradición helenística.[282]​ La orfebrería fue escasa, principalmente sortijas y pendientes, de influencia irania.[283]​ La metalistería se dio principalmente en cobre y bronce, en menor medida en hierro.[284]​ El mobiliario ha sido escaso en el ámbito musulmán, debido a su predilección por la alfombra. La mayoría de muebles eran para el ámbito religioso, como mesas, pupitres para la lectura del Corán y púlpitos (almimbares). También se practicó la eboraria, especialmente en cofres y urnas, como el llamado bote de Zamora (964, Museo Arqueológico Nacional, Madrid).[285]

Otra de las artes de relevancia en el mundo islámico fue la textil, heredera del arte bizantino y sasánida. Desarrollaron y perfeccionaron numerosas técnicas, como el damasco, el tiraz, el terciopelo y la muselina, en vestidos, alfombras, tapices, telas estampadas y otros tejidos.[286]​ Otro terreno de relevancia fue la corioplastia, especialmente en Córdoba, donde se creó la técnica del cordobán, que junto al guadamecí fueron las principales modalidades producidas en la España musulmana y exportadas a toda Europa.[287]

Véase también

Notas

  1. La denominación «gótico» fue introducida por los artistas italianos del Renacimiento, en sentido despectivo, pues lo veían como algo bárbaro y atrasado, como las realizaciones de los «godos» que acabaron con el Imperio romano.[129]
  2. El término arte moderno proviene del concepto de modernidad, una teoría filosófico-cultural que postula la actual vigencia de un período histórico marcado en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución Francesa y en lo económico por la Revolución Industrial, y que supondría la raíz social propia de la Edad Contemporánea. El proyecto moderno se caracteriza por el fin del determinismo y de la supremacía de la religión, sustituidos por la razón y la ciencia, el objetivismo y el individualismo, la confianza en la tecnología y el progreso, en las propias capacidades del ser humano. Esta «era moderna» habría llegado hasta la actualidad y estaría plenamente vigente según unos expertos, mientras que otros defienden que es actualmente una fase superada en la evolución de la humanidad y postulan una posmodernidad como período sucesor de este proyecto moderno.[140]
  3. El término «barroco» proviene de un vocablo de origen portugués, donde a las perlas que tenían alguna deformidad se las denominaba perlas barruecas, siendo en origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso, grandilocuente, excesivamente recargado.[151]
  4. El término rococó se formó con la conjunción del italiano barocco y rocaille, elemento decorativo parecido a una concha, muy usado en la ornamentación durante este período.[159]
  5. El nombre proviene de un personaje de ficción llamado Gottlob Biedermeier, inventado por los escritores Ludwig Eichrodt y Adolf Kussmaul en algunas poesías satíricas publicadas por un diario de Múnich en 1855.[184]
  6. Diminutivo de arts décoratifs, «artes decorativas» en francés. De hecho, el término art déco no empezó a usarse hasta los años 1960, cuando fue revalorizado por el pop art; contemporáneamente era conocido como style moderne o estilo París 1925.[217]
  7. Literalmente, «casa de construcción», aunque en alemán bau puede querer decir también crecimiento o educación.[224]

Referencias

  1. Fatás y Borrás, 1990, pp. 30-31.
  2. Diccionario de Arte I, p. 159.
  3. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 439-440.
  4. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. «arte». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). 
  5. Tatarkiewicz, 2002, pp. 63-67.
  6. Tatarkiewicz, 2002, p. 82.
  7. Tatarkiewicz, 2002, p. 45.
  8. Tatarkiewicz, 2002, p. 49.
  9. Chilvers, 2007, p. 61.
  10. Souriau, 1998, p. 417.
  11. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 283.
  12. Souriau, 1998, p. 419.
  13. Fatás y Borrás, 1990, pp. 136-137.
  14. Chilvers, 2007, pp. 61-62.
  15. Bonet Correa et al., 1982, p. 12.
  16. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 289.
  17. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 289-290.
  18. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 287-288.
  19. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 288.
  20. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 288-289.
  21. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 290.
  22. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 290-291.
  23. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. «suntuario». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). 
  24. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 294.
  25. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 294-295.
  26. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 295.
  27. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 296.
  28. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 297-298.
  29. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 299.
  30. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 299-300.
  31. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 301.
  32. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 302-305.
  33. Morant, 1980, pp. 15-16.
  34. Morant, 1980, p. 17.
  35. Morant, 1980, pp. 18-21.
  36. Morant, 1980, pp. 22-27.
  37. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 306-308.
  38. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 308-309.
  39. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 309-311.
  40. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 311.
  41. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 316-318.
  42. Fuga, 2004, pp. 176-201.
  43. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 337-338.
  44. Fleming y Honour, 1987, p. 53.
  45. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 344-349.
  46. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 350-359.
  47. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 359-365.
  48. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 365-377.
  49. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 377-382.
  50. Fleming y Honour, 1987, p. 809.
  51. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 382-387.
  52. Fatás y Borrás, 1990, pp. 122-123.
  53. Fuga, 2004, pp. 300-358.
  54. Fuga, 2004, pp. 250-284.
  55. Fuga, 2004, pp. 212-230.
  56. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 410-411.
  57. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 426-429.
  58. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 430-435.
  59. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 435-437.
  60. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 437-438.
  61. Fleming y Honour, 1987, p. 173.
  62. Fleming y Honour, 1987, p. 2.
  63. Fleming y Honour, 1987, p. 343.
  64. Fleming y Honour, 1987, p. 277.
  65. Fleming y Honour, 1987, pp. 689-690.
  66. Bonet Correa et al., 1982, pp. 631-638.
  67. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 24.
  68. Nougier, 1968, pp. 153-154.
  69. Morant, 1980, pp. 35-36.
  70. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 28.
  71. Onians, 2008, pp. 30-31.
  72. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 444.
  73. de la Plaza Escudero y Morales Gómez, 2015, p. 25.
  74. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 36-40.
  75. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 359-360.
  76. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 29-34.
  77. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 441.
  78. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 443.
  79. Morant, 1980, pp. 166-170.
  80. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 443-444.
  81. Morant, 1980, pp. 156-157.
  82. Morant, 1980, pp. 162-163.
  83. Morant, 1980, pp. 171-173.
  84. Morant, 1980, pp. 177-179.
  85. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 64.
  86. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 66.
  87. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 450.
  88. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 448-449.
  89. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 75.
  90. de la Plaza Escudero y Morales Gómez, 2015, p. 121.
  91. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 453.
  92. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 78.
  93. Morant, 1980, p. 229.
  94. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 88.
  95. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 455-456.
  96. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 346.
  97. Morant, 1980, p. 232.
  98. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 457.
  99. Enciclopedia del Arte Garzanti, p. 645.
  100. Morant, 1980, p. 237.
  101. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 95.
  102. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 100-101.
  103. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 101.
  104. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 102.
  105. Morant, 1980, pp. 252-254.
  106. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 144.
  107. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 148-152.
  108. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 156.
  109. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 103.
  110. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 467.
  111. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 110.
  112. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 115.
  113. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 116.
  114. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 119.
  115. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 120.
  116. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 121.
  117. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 129.
  118. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 131-135.
  119. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 187.
  120. Morant, 1980, p. 263.
  121. Morant, 1980, p. 265.
  122. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 233.
  123. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 233-234.
  124. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 340.
  125. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 360.
  126. Morant, 1980, pp. 279-280.
  127. Morant, 1980, p. 278.
  128. Enciclopedia del Arte Garzanti, pp. 645-646.
  129. Chilvers, 2007, p. 419.
  130. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 243.
  131. Albert de Paco, 2007, pp. 233-238.
  132. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 341.
  133. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 304-305.
  134. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 336.
  135. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 335.
  136. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 371-373.
  137. Enciclopedia del Arte Garzanti, p. 646.
  138. Morant, 1980, p. 303.
  139. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 390-391.
  140. Valeriano Bozal: Modernos y postmodernos, Historia 16, Madrid, 1993.
  141. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 347-348.
  142. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 479-480.
  143. Morant, 1980, p. 346.
  144. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 406-444.
  145. Fleming y Honour, 1987, p. 163.
  146. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 408.
  147. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 444.
  148. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 443-444.
  149. Enciclopedia del Arte Garzanti, p. 303.
  150. Diccionario Enciclopédico Larousse, p. 1393.
  151. Chilvers, 2007, p. 83.
  152. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 479-480.
  153. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 483-485.
  154. Cantera Montenegro, 1989, pp. 56-62.
  155. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 501.
  156. Morant, 1980, pp. 358-361.
  157. Cantera Montenegro, 1989, pp. 62-66.
  158. Honour y Fleming, 2002, pp. 608-609.
  159. Chilvers, 2007, p. 818.
  160. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 605-606.
  161. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 485.
  162. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 618.
  163. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 639-640.
  164. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, pp. 618-619.
  165. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 640.
  166. Morant, 1980, pp. 389-391.
  167. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 364.
  168. Enciclopedia del Arte Garzanti, p. 304.
  169. Tarabra, 2009, p. 270.
  170. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 393.
  171. Morant, 1980, p. 409.
  172. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 486-487.
  173. Morant, 1980, pp. 412-414.
  174. Morant, 1980, pp. 414-415.
  175. Morant, 1980, pp. 416-417.
  176. Morant, 1980, p. 418.
  177. Morant, 1980, p. 424.
  178. Tarabra, 2009, p. 284.
  179. Parissien, 2007, p. 9.
  180. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 702.
  181. Fleming y Honour, 1987, pp. 697-698.
  182. Fleming y Honour, 1987, pp. 498-499.
  183. Fleming y Honour, 1987, p. 866.
  184. Fleming y Honour, 1987, p. 92.
  185. Morant, 1980, p. 471.
  186. Fleming y Honour, 1987, p. 307.
  187. Fleming y Honour, 1987, p. 410.
  188. Fleming y Honour, 1987, p. 390.
  189. Fleming y Honour, 1987, p. 582.
  190. Fleming y Honour, 1987, p. 687.
  191. Fleming y Honour, 1987, p. 348.
  192. Dempsey, 2002, pp. 33-37.
  193. Fleming y Honour, 1987, pp. 44-45.
  194. Fernández Polanco, 1989, pp. 60-62.
  195. Fleming y Honour, 1987, p. 799.
  196. Fleming y Honour, 1987, p. 44.
  197. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 488.
  198. Fleming y Honour, 1987, pp. 556-557.
  199. Fleming y Honour, 1987, p. 332.
  200. Morant, 1980, p. 470.
  201. Morant, 1980, pp. 461-462.
  202. Morant, 1980, p. 462.
  203. Fleming y Honour, 1987, p. 299.
  204. Morant, 1980, p. 472.
  205. Fleming y Honour, 1987, p. 236.
  206. Fleming y Honour, 1987, p. 598.
  207. Morant, 1980, p. 483.
  208. Morant, 1980, p. 485.
  209. Morant, 1980, p. 454.
  210. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 491.
  211. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 490.
  212. Morant, 1980, pp. 463-464.
  213. Morant, 1980, p. 469.
  214. Morant, 1980, pp. 474-475.
  215. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 489-490.
  216. Morant, 1980, p. 456.
  217. Dempsey, 2002, p. 135.
  218. Enciclopedia del Arte Garzanti, p. 59.
  219. Fleming y Honour, 1987, p. 43.
  220. Fleming y Honour, 1987, p. 727.
  221. Fleming y Honour, 1987, p. 671.
  222. Fleming y Honour, 1987, p. 259.
  223. Fleming y Honour, 1987, p. 525.
  224. Dempsey, 2002, p. 130.
  225. Fleming y Honour, 1987, p. 72.
  226. Dempsey, 2002, pp. 131-132.
  227. Dempsey, 2002, pp. 130-139.
  228. Fleming y Honour, 1987, p. 246.
  229. Fleming y Honour, 1987, pp. 246-247.
  230. Enciclopedia del Arte Garzanti, pp. 285-286.
  231. Fleming y Honour, 1987, p. 247.
  232. Morant, 1980, pp. 501-502.
  233. Dempsey, 2002, pp. 217-221.
  234. Dempsey, 2002, pp. 181-182.
  235. Dempsey, 2002, p. 293.
  236. Dempsey, 2002, p. 295.
  237. Dempsey, 2002, pp. 254-255.
  238. Dempsey, 2002, pp. 269-271.
  239. Parissien, 2007, pp. 284-296.
  240. Honour y Fleming, 2002, p. 127.
  241. Morant, 1980, pp. 45-46.
  242. Morant, 1980, pp. 46-49.
  243. Morant, 1980, p. 49.
  244. Onians, 2008, pp. 50-51.
  245. Morant, 1980, pp. 42-44.
  246. Morant, 1980, pp. 50-51.
  247. Morant, 1980, pp. 53-54.
  248. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 399.
  249. Morant, 1980, pp. 55-56.
  250. Honour y Fleming, 2002, pp. 121-126.
  251. Morant, 1980, pp. 57-58.
  252. Onians, 2008, pp. 96-97.
  253. Morant, 1980, pp. 59-60.
  254. Morant, 1980, pp. 66-74.
  255. Morant, 1980, pp. 62-63.
  256. Morant, 1980, pp. 76-79.
  257. Morant, 1980, pp. 79-84.
  258. Morant, 1980, pp. 84-86.
  259. Morant, 1980, pp. 86-87.
  260. Morant, 1980, pp. 87-90.
  261. Morant, 1980, p. 93.
  262. Onians, 2008, pp. 46-47.
  263. Morant, 1980, pp. 95-97.
  264. Morant, 1980, pp. 97-99.
  265. Stanley-Baker, 2000, pp. 106-108.
  266. Morant, 1980, p. 101.
  267. Fleming y Honour, 1987, p. 96.
  268. Morant, 1980, pp. 101-103.
  269. Morant, 1980, pp. 105-108.
  270. Morant, 1980, p. 114.
  271. Morant, 1980, p. 117.
  272. Morant, 1980, pp. 117-120.
  273. Morant, 1980, pp. 120-121.
  274. Morant, 1980, pp. 121-122.
  275. Morant, 1980, p. 122.
  276. Honour y Fleming, 2002, pp. 548-550.
  277. Azcárate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez, 1983, p. 158.
  278. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 462.
  279. Morant, 1980, p. 133.
  280. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, p. 348.
  281. Morant, 1980, pp. 137-141.
  282. Morant, 1980, pp. 143-145.
  283. Morant, 1980, pp. 145-146.
  284. Morant, 1980, pp. 146-147.
  285. Morant, 1980, p. 147.
  286. Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora, 2010, pp. 367-368.
  287. Fleming y Honour, 1987, p. 204.

Bibliografía

Enlaces externos

  •   Datos: Q631931
  •   Multimedia: Decorative arts

artes, decorativas, denomina, artes, decorativas, todas, aquellas, actividades, relacionadas, arte, artesanía, destinadas, producir, objetos, finalidad, utilitaria, ornamental, general, obras, realizadas, elaboración, industrial, artesanal, pero, persiguiendo,. Se denomina artes decorativas a todas aquellas actividades relacionadas con el arte o la artesania destinadas a producir objetos con una finalidad a la vez utilitaria y ornamental Son por lo general obras realizadas con una elaboracion industrial o artesanal pero persiguiendo una cierta finalidad estetica El concepto es sinonimo de las llamadas artes aplicadas o artes industriales tambien llamadas a veces artes menores en contraposicion a las artes mayores o bellas artes En cierto sentido las artes decorativas es un termino aplicado preferentemente a las artes industriales asi como a la pintura y la escultura cuando su objetivo no es el de generar una obra unica y diferenciada sino que buscan una finalidad decorativa y ornamental con una produccion generalmente seriada 1 Ebanisteria Bureau du Roi escritorio de Luis XV de Francia 1760 de Jean Francois Oeben y Jean Henri RiesenerMosaico Pastoral celeste c 400 450 mausoleo de Gala Placidia RavenaVidriera Moises en el monte Sinai y Moises ante el faraon siglo XIII catedral de ColoniaCeramica plato mudejar del siglo XV Burrell Collection GlasgowOrfebreria mascara funeraria de Agamenon siglo XVI a C Museo Arqueologico Nacional de AtenasForja Reja de entrada a los pabellones Guell 1883 1887 de Antoni GaudiTapiz El oraculo de Decio Mus c 1650 tapiz de Jean Raes sobre un carton de Peter Paul Rubens Rubenshuis Amberes Las artes decorativas incluyen procedimientos y tecnicas como la ceramica el mosaico la ebanisteria la orfebreria la gliptica el esmalte la taracea la metalisteria el textil la tapiceria la corioplastia o la vidrieria Tambien a menudo engloba las artes graficas grabado y la miniatura asi como algunas obras de arquitectura pintura y escultura destinadas a la ornamentacion y concebidas en serie no como obras individuales 2 Las artes decorativas han estado presentes en mayor o menor medida en todos los periodos de la historia del arte en general bien por solitario o bien en conjuncion con otras artes especialmente la arquitectura En muchos casos han marcado de forma determinante algun periodo historico como el arte bizantino el islamico o el gotico de tal forma que no seria posible valorarlo adecuadamente sin la presencia de este tipo de realizaciones En otros casos especialmente el de culturas nomadas es el unico tipo de realizacion artistica llevado a cabo por estos pueblos como es el caso de los escitas o de los pueblos germanicos que invadieron el Imperio romano En muchas culturas las artes decorativas han tenido un estatus similar al resto de las artes como es el caso de la ceramica griega o la laca china Cabe tambien valorar la estrecha relacion entre las artes decorativas y la cultura popular que a menudo ha tenido en este medio su principal via de expresion 3 Indice 1 Concepto 1 1 Terminologia 1 2 Factores determinantes 2 Clasificacion y tecnicas 2 1 Como sistema de revestimiento arquitectonico 2 2 Como revestimiento polivalente y elemento de compartimentacion espacial 2 3 Artes decorativas exentas 3 Historia 3 1 Prehistoria 3 2 Arte antiguo 3 2 1 Mesopotamia 3 2 2 Egipto 3 3 Arte clasico 3 3 1 Grecia 3 3 2 Roma 3 4 Arte medieval 3 4 1 Arte paleocristiano 3 4 2 Arte bizantino 3 4 3 Arte germanico 3 4 4 Arte prerromanico 3 4 5 Arte romanico 3 4 6 Arte gotico 3 5 Arte de la Edad Moderna 3 5 1 Renacimiento 3 5 2 Barroco 3 5 3 Rococo 3 5 4 Neoclasicismo 3 6 Arte contemporaneo 3 6 1 Siglo XIX 3 6 1 1 Romanticismo 3 6 1 2 Historicismo 3 6 1 3 Arts amp Crafts 3 6 1 4 Modernismo 3 6 2 Siglo XX 3 6 2 1 Tecnicas tradicionales 3 6 2 2 Art deco 3 6 2 3 Bauhaus 3 6 2 4 Diseno industrial 3 6 2 5 Nuevas tendencias 3 6 3 Siglo XXI 3 7 Arte no occidental 3 7 1 Africa 3 7 2 Oceania 3 7 3 Arte precolombino 3 7 4 Asia 3 7 4 1 China 3 7 4 2 Japon 3 7 4 3 India 3 7 5 Arte islamico 4 Vease tambien 5 Notas 6 Referencias 7 Bibliografia 8 Enlaces externosConcepto Editar Interior de estilo modernista de la casa Vicens Barcelona 1883 1888 de Antoni Gaudi Este tipo de tecnicas entra dentro del concepto de arte del latin ars artis y este del griego texnh techne 4 una manifestacion creativa del ser humano entendida generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estetica y comunicativa mediante la cual se expresan ideas emociones o en general una vision del mundo a traves de diversos recursos y materiales El arte es un componente de la cultura que refleja en su concepcion los sustratos economicos y sociales asi como la transmision de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo 5 La clasificacion del arte ha tenido una evolucion paralela al concepto mismo de arte durante la antiguedad clasica se consideraba arte todo tipo de habilidad manual y destreza de tipo racional y sujeta a reglas por lo que entraban en esa denominacion tanto las actuales bellas artes como la artesania y las ciencias 6 En el siglo II Galeno dividio el arte en artes liberales y artes vulgares segun si tenian un origen intelectual o manual En el Renacimiento empezo a considerarse que la arquitectura la pintura y la escultura eran actividades que requerian no solo oficio y destreza sino tambien un tipo de concepcion intelectual que las hacian superiores a otros tipos de manualidades 7 En 1746 Charles Batteux establecio en Las bellas artes reducidas a un unico principio la concepcion actual de bellas artes donde incluyo la pintura la escultura la musica la poesia y la danza mientras que mantuvo el termino artes mecanicas para el resto de actividades artisticas y senalo como actividades entre ambas categorias la arquitectura Con el tiempo esta lista sufrio variaciones y a fecha de hoy no esta del todo cerrada pero en general sento una base comunmente aceptada 8 Los terminos artes decorativas artes aplicadas artes industriales o artes menores surgieron por oposicion a las bellas artes o artes mayores aunque a menudo la frontera no esta del todo clara 9 En general dentro de las artes plasticas la funcion decorativa se considera secundaria asi si la pintura tiene por si sola una autonomia como obra de arte en su aplicacion a un objeto pierde esa singularidad para cumplir una funcion subordinada la de embellecer ese objeto Si la pintura puede representar una vision del mundo en la libertad conceptual del artista la pintura decorativa se movera en un circulo cerrado de temas y motivos 10 Cama con forma de carro triunfal a la romana c 1804 1830 caoba chapa de palma de caoba limonero de Ceilan pino roble y madera dorada y pintada Museo del Diseno de Barcelona Probablemente la separacion entre artes mayores y menores vino de la distincion por parte de la critica de arte de lo bello y lo util a lo primero se le concedio una categoria mas elevada pues parecia dirigirse mas directamente al intelecto y o el espiritu mientras que lo segundo tenia una finalidad mas practica y mundana Esta distincion no dejaba de ser subjetiva puesto que una actividad como la arquitectura englobada en las artes mayores es ciertamente util mientras que muchas artes menores aun siendo utiles pueden ser bellas 11 Aunque las artes decorativas eran consideradas como un arte menor desde el siglo XVIII adquirieron cierta autonomia y desde entonces se empezo a valorar mas su aspecto estetico frente al utilitario y numerosas de sus producciones fueron valoradas como obras de arte con una singularidad propia 10 Sin embargo las artes decorativas aplicadas a la industria mas propiamente llamadas hoy dia artes industriales se fueron separando de este concepto por cuanto en este tipo de objetos la decoracion es por lo general algo secundario asi la estetica funcionalista tendio a valorar mas los objetos por su utilidad rechazando una decoracion a menudo sobreanadida 10 El termino artes decorativas se forjo en el tercer tercio del siglo XIX principalmente como sustitucion del termino artes menores que resultaba peyorativo 12 En la genesis de las artes decorativas o industriales estan indefectiblemente unidos la practicidad y la estetica Asi la produccion de objetos englobados en este termino debe tener en cuenta la finalidad del producto enseres vestidos utensilios mobiliario tanto como su aspecto formal Asi no entrarian en esta categoria un objeto utilitario que sea posteriormente decorado o por el contrario otro de aspecto artistico que no cumpla una funcion practica 13 Pese a todo a menudo se han considerado artes decorativas productos con una simple funcion ornamental pero producidos en serie con lo que se alejarian del concepto de obra unica del arte con mayusculas 14 Un factor decisivo en la nueva concienciacion de las artes decorativas fue la publicacion entre 1860 y 1863 del libro Der Stil in den technischen und tectonischen kunsten der praktische Aestetik de Gottfried Semper donde prestaba una especial atencion a las artes decorativas dentro de la historia del arte Esta obra influyo en el historiador formalista Alois Riegl quien en sus analisis de la historia del arte en funcion del estilo incluyo igualmente las artes decorativas Para Riegl quien fue conservador del Museo de Artes Decorativas de Viena las tecnicas usadas en la produccion artistica marcaban la evolucion de las formas artisticas 15 Terminologia Editar El angel de la Resurreccion 1904 vidriera de Louis Comfort Tiffany First Presbyterian Church Indianapolis A las artes relacionadas con la decoracion se les ha aplicado a lo largo de la historia numerosos terminos mas o menos sinonimos que si bien pueden tener algunas diferencias de matiz en general expresan el mismo concepto Artes decorativas el termino incide en la finalidad decorativa de este tipo de artes por cuanto su finalidad es la de ornamentar un espacio determinado motivo este por el que se las considera especialmente ligadas a la arquitectura En general se considera el termino mas adecuado y que otorga una mayor dignidad prueba de ello es que la mayoria de museos dedicados a este tipo de obras suelen denominarse Museos de Artes Decorativas 16 Artes menores surgio en confrontacion con la idea de artes mayores o bellas artes arquitectura escultura y pintura si bien resulta peyorativo y marca unas fronteras que no son reales ya que la pintura y la escultura pueden ser consideradas en ciertos casos como artes decorativas 17 Artes utiles o utilitarias este termino pone enfasis en el aspecto practico de este tipo de realizaciones lo que minusvalora su componente estetico al tiempo que cabria discutir si la utilidad de algunas bellas artes como la arquitectura las rebajaria a este nivel 18 Artes funcionales de forma analoga al anterior se incide en el aspecto funcional de estas obras lo que origina un debate similar al que se puede anadir si las artes mayores no tienen tambien una funcion 19 Artes aplicadas este termino proviene de la relacion entre este tipo de disciplinas artisticas y su produccion de tipo artesanal o industrial ya que por lo general son creadas mediante diversas tecnicas y procedimientos especializados que necesitan una formacion profesional o semiprofesional Asi la mayoria de escuelas donde se aprenden estos oficios suelen denominarse Escuelas de Artes Aplicadas o de Oficios Artisticos 20 Artes auxiliares se incide aqui en el aspecto secundario de este tipo de disciplinas por cuanto sus producciones estan destinadas a decorar las obras mayores preferentemente espacios arquitectonicos Nuevamente es un termino peyorativo y que no engloba todas estas realizaciones que en muchos casos pueden tener una autonomia por si mismas 16 Artesania oficios artisticos en esta acepcion se incide en el aspecto productivo de estas obras en cuanto a la profesionalidad de sus artifices en la consideracion de ser objetos hechos a mano sin un proceso de fabricacion mecanico Buena parte de este concepto viene del movimiento Arts and Crafts Artes y Oficios surgido en el Reino Unido en el siglo XIX 21 Artes manuales termino poco empleado en general incide en la manualidad de este tipo de obras lo que excluye su produccion mecanica en muchos casos 21 Artes industriales en contraposicion al anterior se expresa aqui el proceso de mecanizacion y de produccion fabril de muchas de estas obras especialmente desde la Revolucion Industrial Cabria discutir aqui si este tipo de fabricacion se hace en menoscabo del proceso creador del artista o es simplemente una herramienta que ayuda en su realizacion Quiza propiamente solo sea aplicable a aquellas obras producidas en serie 22 Artes suntuarias el termino suntuario significa perteneciente o relativo al lujo 23 por lo que se aplica preferentemente a aquellas artes decorativas realizadas con materiales preciosos oro plata joyas Factores determinantes Editar Huevo de la Coronacion imperial 1897 de Peter Carl Faberge Museo Faberge San Petersburgo En la genesis de las obras de arte decorativas intervienen diversos factores El primero a tener en cuenta es su artifice y la consideracion del mismo como artesano o como artista Dejando aparte el hecho de que muchos artistas pintores escultores han realizado este tipo de obras como complemento a su actividad principal la mayoria de artifices que trabajan en este terreno lo hacen como oficio tras unos anos de aprendizaje en un taller gremio o escuela Asi por lo general se les considera artesanos aunque hay que tener en cuenta diversos matices decia Horst Waldemar Janson que un artista es un creador y un artesano un hacedor 24 sin embargo muchos hacedores ejercen tambien de creadores cuando realizan sus propios disenos o introducen novedades tecnicas o estilisticas en sus obras De igual forma muchos artistas realizan sus obras partiendo de tecnicas o estilos introducidos por otros anteriormente sin un ejercicio de innovacion tan solo de imitacion como se ha reprochado a menudo al arte academicista 25 Aun asi por regla general el artifice de artes decorativas esta encorsetado por las reglas tecnicas y materiales de su oficio dentro del cual puede moverse con restricciones 26 Ello conlleva segun Dino Formaggio que las obras de arte decorativas expresen cierta impersonalidad por cuanto la impronta del que las realiza no es perceptible en la mayoria de casos al tiempo que son fruto de una determinada sociabilidad al ser productos provenientes del trabajo colectivo derivado de la tradicion y el oficio 27 De entre estos artifices se suelen considerar tres tipos segun Rene Huyghe artesanos de tradicion que ejercen su oficio con unos conocimientos transmitidos por generaciones generalmente dentro de una misma familia con innovaciones y aportaciones individuales pero dentro de una misma linea aqui se engloban la mayoria de artifices hasta el siglo XIX artesanos de arte los que no proceden de una tradicion sino que ejercen esta actividad de forma voluntaria y con una formacion propia generalmente ya en el siglo XX y artesanos ejecutantes que designaria a aquellos operarios que se limitan a ejercer su oficio sin mediar ningun acto creador 28 Plato de porcelana de Vincennes 1749 1753 Museo de las Artes Decorativas de Paris Otros elementos a tener en cuenta son Tipo de obras un primer factor a tener en cuenta es la funcion y destino de la obra si es religiosa o laica culta o popular si es para un domicilio una empresa un palacio o cualquier otra finalidad 29 Tecnicas y materiales cada disciplina artistica cuenta con unas determinadas tecnicas y materiales de confeccion los cuales deben ser considerados para el resultado final en funcion del objeto que se desee crear Muchos de estos elementos son determinantes de una epoca o estilo determinados por lo que ayudan a su estudio y clasificacion 30 Forma la forma marca el ritmo de volumenes y proporciones de un determinado espacio especialmente en piezas exentas Por otro lado la forma expresa la funcion del objeto y sus caracteristicas temporales por lo que es un reflejo del estilo y el marco historico y social en el que ha sido creado 31 Sistema decorativo establece el tipo de motivo ornamental de una pieza y la forma en que ese motivo encaja dentro de la composicion de la misma Los tres principales motivos ornamentales son geometrico epigrafico y naturalista vegetal animal humano o paisajistico que pueden presentarse tanto aislados como combinados entre ellos En funcion de su composicion se generan diversos lenguajes expresivos como el naturalista si se inspira en la realidad de la naturaleza visible o el estilizado si hace una reinterpretacion subjetiva de la realidad Tambien dentro de la composicion debe tenerse en cuenta si la ornamentacion se cine a un determinado espacio de la obra o la cubre por completo el llamado horror vacui Dentro de este espacio los motivos ornamentales pueden hacerse por repeticion por alternancia en forma simetrica o por inversion 32 Motivos geometricos entre los principales se encuentran el punto la linea el zigzag la banda quebrada la laceria el meandro el cuadrado el losange el ajedrezado el triangulo el hexagono el octogono la sinusoide la espiral el circulo y semicirculo la elipse etc 33 Motivos arquitectonicos cordon listel toro bocel escocia gallon cartela etc 34 Motivos naturalistas proceden sobre todo de la flora la fauna el ser humano los seres fantasticos y mitologicos los elementos astronomicos el paisaje y objetos de todo tipo 35 Motivos complejos son basicamente la escritura y los simbolos asi como los motivos heraldicos 36 dd Carro solar de Trundholm c 1300 a C de bronce y oro Museo Nacional de Dinamarca Copenhague Color y luz en el aspecto estetico y formal de la obra de arte decorativa son determinantes el color y la luz que influyen en la forma del objeto en el material y en diversas cualidades como la solidez la refraccion la transparencia u opacidad el reflejo la textura el relieve o los juegos de luces y sombras Tambien aparte de sus cualidades fisicas pueden expresar un determinado simbolismo ya que a menudo los colores se asocian a determinados conceptos religiosos o culturales mientras que la luz se asocia a menudo con la divinidad y la revelacion 37 Ritmo y equilibrio las artes decorativas tienen como finalidad la ornamentacion de un espacio lo que generalmente se consigue con la conjuncion de diversos elementos Por ello un factor a tener en cuenta es la armonia entre todas las piezas de un determinado espacio el equilibrio de conjunto y el ritmo espacial en que se circunscriben Esta armonizacion de elementos expresa por otro lado conceptos inherentes a una determinada epoca como la moda o el estilo las costumbres o el pensamiento de una sociedad 38 Relacion espacial la mayoria de obras de arte decorativas menos las exentas estan pensadas para un determinado espacio lo que influye en su concepcion y realizacion En la valoracion de este tipo de obras debe considerarse si se encuentran en su emplazamiento original o no una de estas obras expuesta en un museo puede ser valorada por sus cualidades intrinsecas pero al perder su funcion original pierden parte de su significado 39 Economia sociedad y moda toda obra de arte es reflejo de un momento historico y social determinado lo que supone un condicionante en su genesis productiva En la elaboracion de estos objetos pueden ser determinantes los factores economicos que marquen su productividad los condicionantes sociales que determinen su funcion o los aspectos de moda y estilo que condicionen su forma y aspecto Estos condicionantes externos se unen a otros internos como la tecnica para determinar el proceso productivo de estas realizaciones 40 Influencias entre las artes las distintas modalidades artisticas tanto mayores como menores se influyen entre si al igual que los artistas Estas influencias se transmiten igualmente en el tiempo lo que se denota en la sucesion de periodos de marcado acento clasicista con otros de gusto barroco Generalmente se ha percibido mas el influjo de las artes mayores sobre las menores pero en ocasiones tambien ha sucedido al contrario como la influencia de las artes decorativas islamicas en la escultura romanica espanola del grabado en la pintura del Barroco o de la decoracion rococo en la arquitectura del siglo XVIII en Francia y Alemania 41 Clasificacion y tecnicas Editar La caza del ciervo mosaico de la casa del Rapto de Helena Pella Macedonia siglo IV a C Como sistema de revestimiento arquitectonico Editar Mosaico y taracea el mosaico es la tecnica de confeccionar imagenes mediante el embutido de piedras duras bien en el suelo o bien en la pared Cuando esta colocado a modo de pavimento recibe el termino griego de lithostroton el revestimiento es aplicado sobre cal arena u otros materiales como piedras guijarros losas de marmol etc Existen varios tipos opus lapilli pequenos guijarros de colores naturales que por si mismos componen el dibujo opus tessellatum formado por teselas piezas de forma cuadrada de dos centimetros con las que se elabora la composicion generalmente de tipo geometrico opus vermiculatum igualmente elaborado con teselas pero de diferentes contornos pudiendo formar asi diversos trazados opus sectile formado por losas de marmol de forma irregular El mosaico propiamente dicho tambien llamado opus musivum es la misma tecnica pero aplicada a la decoracion mural se realiza con teselas de pasta vitrea aplicadas sobre la pared preparada con varias capas de mortero elaborando figuras y dibujos La taracea es una tecnica similar a las anteriores puede ser pavimental o parietal o incluso se puede aplicar a muebles u otros objetos Consiste en incrustar sobre una superficie compacta finas losas de piedra y marmol de color cortadas y encajadas formando imagenes o composiciones diversas Tambien puede realizarse en madera intarsia siendo una tecnica frecuente en ebanisteria En Carpi en el siglo XVII surgio tambien una taracea en escayola Otra variante es el embutido de piedras duras 42 Vidrieria se realiza sobre cristales engarzados en madera yeso oro o plomo los cuales se van encajando con laminas de plomo estanandolos con una capa de masilla blanco pintor con aceite de linaza Las vidrieras antiguas tienen grisallas oxido ferrico liquido aplicado para dibujar con precision detalles pequenos hacia 1340 se sustituyo por el oxido de plata y a partir de aqui ya no se hacen cristales de colores sino que se colorea sobre cristal blanco El proceso de fabricacion es por fases elaboracion de un boceto en carton corte de los vidrios pintura de los mismos coccion y union por emplomado 43 Azulejeria el azulejo es una baldosa de ceramica vidriada que se usa como revestimiento de suelos y paredes Al igual que los ladrillos esmaltados tiene su origen en el Oriente Proximo En Espana en el siglo XV surgio la variante del alicatado con tres tipos cuerda seca cuenca o arista Ese mismo siglo en Italia se inicio la produccion de losas de mayolica sobre todo en Napoles y Faenza cuyas composiciones pictoricas tuvieron luego gran exito en Espana y Portugal asi como Mexico y Peru 44 Estuco y yeseria el estuco se elabora con pasta de cal o yeso blanco polvo de marmol arena lavada y caseina en distintas proporciones segun la epoca y el lugar Sus dos principales aplicaciones son como revestimiento o como decoracion con distintos grosores generalmente mas compactos para el primer caso y mas finos y maleables para el segundo Por su parte el yeso es un sulfato de cal hidratado que mezclado con agua forma una pasta de color blanco que puede usarse tanto para la construccion como para escultura y relieves La principal diferencia entre ambos es que el yeso al no tener polvo de marmol es mas fragil y de menor calidad aunque su valor decorativo es similar 45 Como revestimiento polivalente y elemento de compartimentacion espacial Editar Gabinete de madera de nogal marco de roble chapa de ebano marqueteria de concha laton y estano y bronce dorado obra de Andre Charles Boulle c 1690 1710 Museo del Louvre Paris Carpinteria y ebanisteria las artes de la madera se utilizan tanto como revestimiento dentro de la arquitectura artesonados puertas ventanas balcones balaustres incluyendo arquitecturas provisionales como capelardentes y retablos como en elementos transportables mobiliario Las dos principales tecnicas son el tallado y el torneado el primero se realiza con instrumentos punzantes como el buril en alto medio bajo o huecorrelieve o bien en ornamentacion incisa el segundo supone un proceso de manipulacion mecanica mas elaborado En cuanto a la ornamentacion existen diversos procedimientos intarsia similar a la taracea pero en madera incrustacion o marqueteria un tipo igualmente de taracea pero mas superficial hecho con cola en estos casos las piezas anadidas pueden ser de otro tipo de madera u otros materiales predominantemente marfil hueso nacar o metal chapado consistente en usar una base de madera basta y superponerle otra mas fina de mayor calidad lacado aplicacion de la tecnica de la laca a la madera policromado superposicion de maderas de distintos colores para crear efectos cromaticos dorado combinacion de madera y pan de oro esgrafiado combinacion de dorado y policromado pirograbado consistente en quemar la madera con un metal incandescente encorado madera forrada de cuero y ensayalado madera forrada de tela 46 Metalisteria el metal hierro cobre bronce se puede usar en solitario o chapado sobre madera generalmente en elementos de cierre como puertas rejas y verjas El bronce se suele fundir y verter en moldes El trabajo con hierro limonita pirita o magnetita se denomina forja se reduce con calor del que sale una pasta al rojo con la que se hacen lingotes Hay tres clases hierro colado con mucho carbono silice azufre y manganeso no sirve para forjar solo para fundir en molde hierro dulce o forjado con menos carbono es mas maleable y ductil se puede forjar pero es blando y desafilable y acero con manganeso tungsteno cobalto y wolframio es mas duro para instrumentos cortantes El modelado se realiza sin anadir ni quitar material sino que existen diversas tecnicas alternativas estirar ensanchar hendir curvar recalcar etc Tambien se le pueden dar efectos de dorado y policromado 47 La Batalla de Hastings c 1066 1082 escena del tapiz de Bayeux Museo del Tapiz de Bayeux Bayeux Francia Artes textiles se manifiestan principalmente en tejidos y bordados Un tejido es una obra de telar compuesta por varios hilos dispuestos en trama y urdimbre Los telares pueden ser moviles o de cintura o fijos vertical u horizontal Segun la multiplicidad o el entrelazamiento de los hilos se obtienen distintos tipos de tejidos como el tafetan sarga saten seda terciopelo etc Estas telas pueden ser naturales o estampadas aplicando tintes sobre el tejido En cuanto a tipologias las mas usadas en artes decorativas son las alfombras y los tapices y en menor medida los encajes Los bordados son labores en relieve realizados con aguja sobre tejidos ya confeccionados 48 Corioplastia el trabajo del cuero tiene dos modalidades principales el cordoban cuero de cabra o macho cabrio curtido aparecido en Cordoba en epoca andalusi utilizado como complemento para el mobiliario y el guadameci piel de carnero curtida y labrada y posteriormente policromada dorada o plateada usada como ornamento de retablos doseles y altares o como revestimiento de muros cortinas o muebles a veces incluso como alfombras Hay diversas tecnicas para el trabajo del cuero grabado repujado rebajado cincelado tallado estampado ferreteado recortado etc Sobre el cuero se pueden anadir bordados laminas de oro plata o estano o aplicaciones de herrajes o clavos y se puede policromar con productos minerales potasa o quimicos anilinas o bien con pintura al oleo o al temple 49 Otras modalidades son el tafilete piel de cabra brunida mas fina que el cordoban empleada preferentemente en encuadernacion y el marroqui piel de oveja usada sobre todo en tapiceria de muebles 50 Artes decorativas exentas Editar Melancolia I 1514 grabado de Alberto Durero Galeria Nacional de Arte de Karlsruhe Miniatura es un tipo de pintura de pequenas dimensiones realizada sobre papel pergamino o vitela aunque puede ser sobre otros soportes La tecnica mas corriente es la aguada pigmentos disueltos en agua de goma u otros aglutinantes goma arabiga clara de huevo miel Su soporte mas habitual es en libros por lo general ilustraciones que acompanan al texto escrito 51 Grabado es una estampa obtenida mediante una plancha o matriz Hay distintas tecnicas Calcografia grabado sobre cobre realizado en hueco en diversas tecnicas aguafuerte tecnica de grabado consistente en tratar las partes de la plancha de metal no protegidas por un barniz con agua fuerte acido nitrico diluido en agua aguatinta tecnica proveniente de una plancha de metal cubierta con resina que una vez calentada se adhiere a la superficie de la plancha dibujando posteriormente sobre esta superficie con un tipo de tinta especial llamada aguatinta grabado a buril se realiza sobre plancha de cobre con un buril con el que se perfila el dibujo rellenando los surcos con tinta grabado a punta seca en esta tecnica la plancha se trabaja directamente con una punta de acero diamante o rubi sin recurrir a barnices ni acidos con lo que se obtiene unas lineas asperas llamadas rebabas diferentes segun la presion y el angulo de incision que a diferencia del buril no corta el metal sino que lo arana grabado a media tinta mezzotinto se trabaja la plancha con un rascador de varias puntas rocker o berceau obteniendo un graneado uniforme por entrecruzamiento de lineas con lo que se distinguen tonos claros y oscuros Xilografia grabado en madera generalmente cerezo o boj realizado sobre un boceto calcado sobre la plancha de madera y tallado con cuchillo gubia formon o buril vaciando de madera los blancos y dejando en relieve los negros a continuacion se entinta con un rodillo y se estampa bien a mano o bien con el torculo Linograbado tecnica de grabado en relieve similar a la xilografia pero utilizando linoleo en vez de madera Litografia es un grabado sobre piedra caliza que se hace tratando la superficie con un lapiz de materia grasa para delimitar el dibujo y realizando el grabado segun dos procedimientos banando con acido para corroer la parte no engrasada y dejar el dibujo en relieve o aplicando dos clases de tinta acuosa y grasa fijandose la primera en el fondo y cubriendo la segunda las lineas dibujadas a lapiz Fue inventado por Aloys Senefelder en 1796 Serigrafia tecnica por la cual se obtienen impresiones filtrando los colores por una trama de seda o actualmente nailon recubriendo con cola las partes que no deben filtrarse para impermeabilizarlas Fue inventado en China 52 Pala de oro 976 uno de los mejores exponentes de la orfebreria bizantina Basilica de San Marcos de Venecia Orfebreria es el arte de confeccionar objetos decorativos con metales nobles o piedras preciosas como el oro plata diamante perla ambar coral etc Hay diversas tecnicas y modalidades Camafeo es el tallado de figuras en relieve sobre piedras duras estratificadas como el agata la sardonica el coral y la concha que por lo general poseen capas de diversos colores lo que proporciona unos intensos contrastes cromaticos Cincelado consiste en trabajar el metal precioso con un cincel realizando decoraciones ahuecadas o trabajos de acabado con cinceles de distintas formas y grosores Damasquinado o ataujia sobre un soporte metalico se traza el dibujo con punta fina luego se hace una incision con buriles y escalpelos y por ultimo se aplica una filigrana de metales de diverso color Filigrana se practica con hilos de metal precioso con los que se elabora la pieza trenzando o enroscando los hilos hasta obtener la forma deseada Fusion son los trabajos ejecutados a molde elaborados de dos formas fusion permanente realizada con un molde bivalvo con la forma ya trabajada de piedra o terracota a la cera perdida donde se modela el objeto en cera al que se aplica un embudo con respiraderos cubriendose de creta que una vez seca se calienta hasta que expulse la cera llenandose luego del metal fundido Granulado es un procedimiento por el que se obtienen minusculas esferas de oro con las que se elaboran dibujos o decoraciones geometricas Nielado consiste en grabar un dibujo sobre una lamina de metal generalmente plata rellenando los surcos con el nielado una aleacion de plata cobre y plomo con azufre y borax que produce una mezcla negra y brillante Opus interrasile tecnica de origen romano que consiste en realizar pequenas incisiones en las laminas de metal precioso realizando una funcion de calado que da a la obra un aspecto de encaje Repujado es la decoracion en relieve realizada sobre planchas de oro plata o cobre trabajando el reves de la plancha con martillo y cincel 53 Vidrio y esmalte existen diversos tipos de vidrio vidrio sodico el mas basico a partir de silice cristal silice y oxido de plomo o potasio vidrio calcedonio silice y oxidos metalicos y vidrio lacteo silice bioxido de manganeso y oxido de estano La principal tecnica para trabajarlo es el soplado donde se le puede dar cualquier forma y espesor En cuanto a la decoracion puede ser pintada esgrafiada tallada con pinzas en filigrana etc El esmalte es una pasta de vidrio silice cal potasa plomo y minio sobre soporte de metal trabajado segun diversas tecnicas cloisonne pequenos filamentos de oro o cobre con los que se dibuja la figura sobre el soporte para separar el esmalte en tabiques champleve que se hace rebajando el soporte en alveolos y ahuecando el material en concavidades rellenadas con el esmalte ajoure superficie de oro donde se recortan las formas con sierras o limas rellenando con esmalte la parte eliminada 54 Porcelana de Sevres Vaso Clodion ofrecido por Luis XVIII a su hermano futuro Carlos X 1817 Ceramica se realiza con arcilla en cuatro clases barro cocido poroso rojo amarillento alfareria terracota bizcocho barro cocido poroso blanco loza barro cocido no poroso gris pardo o marron gres barro cocido compacto no poroso blanco medio transparente porcelana Otras variantes son la mayolica y la fayenza ambas de loza estannifera el primer termino se emplea sobre todo en Italia y el segundo en el resto de Europa Se puede elaborar de forma manual o mecanica con torno despues se cuece en el horno a temperaturas entre 400 C y 1300 C segun el tipo y se decora con esmalte o pintura 55 La decoracion puede ser excisa aplicaciones en relieve hechas con barro incisa un dibujo trazado sobre el barro aun tierno con moldes aplicados sobre la superficie blanda del barro pulimentacion efectuada sobre el barro cocido esgrafiado aplicacion de varios colores que luego son rasgados segun el efecto deseado y jaspeado mezcla de varios colorantes con una grasa creando vetas en la ceramica 56 Laca es un barniz brillante espeso y solido que se extrae de resinas minerales o vegetales y procedente del Lejano Oriente Este barniz se aplica sobre objetos de diversos materiales madera metal ceramica papel o cuero La tecnica del lacado se inicia con una primera aplicacion de laca basta que se va cubriendo de varias capas de laca fina la ultima de las cuales sera de la tonalidad deseada a continuacion se hace la decoracion que puede ser de pintura con pincel por tallado o incision con incrustacion de otros materiales o pulverizando oro o plata por ultimo se hace un lacado final con varias capas de laca traslucida 57 Olifante de Saint Arnoul de Metz tallado en marfil del siglo XII del sur de Italia Eboraria es el trabajo del marfil que se obtiene de los cuernos de elefante Se puede aplicar en taracea y como obra individual en marfiles tallados calados y pintados La talla comienza con el corte del colmillo en piezas o botes con los que se da forma al objeto y posteriormente se decora y a veces se policroma El calado es similar al anterior con una tecnica mas depurada que imita la talla calada de la madera Los pintados solian ser placas de marfil sobre un armazon de madera sobre la que se aplicaban pigmentos con pincel 58 Azabacheria el azabache es una sustancia fosil una variedad del lignito de color negro y superficie brillante Generalmente son piezas pequenas que se trabajan con lima y torno en relieve o tallado con una fase final de pulimentado A menudo van unidas a otras obras de escultura u orfebreria siendo bastante frecuente en artes suntuarias 59 Plumeria las plumas son estructuras queratinosas de la piel de las aves Por lo general se unen a otros soportes generalmente tejidos cosiendolas pegandolas o ensamblandolas Su principal uso se dio en la America precolombina 60 Cesteria una de las artesanias mas antiguas del mundo es la de recipientes de fibras vegetales trabadas entre si La tecnica mas antigua es la cesteria en espiral elaborada con juncos pajas o fibras retorcidas en forma de cuerda y arrolladas en espiral dandoles la forma deseada generalmente esferica u ovoidal Otra tecnica es la del trenzado que se hace enrollando pleitas largas cosidas con fibras En tercer lugar el entretejido se consigue entretejiendo las fibras sobre una armazon de mimbres 61 Abanico este instrumento para darse aire ha sido frecuentemente objeto de decoracion y en ocasiones ha sido colocado en interiores de casas como objeto decorativo Pueden ser rigidos pero la mayoria son plegables Por lo general se componen de una superficie desplegable pais de tela papel gasa encaje o cabritilla con unas varillas guias de madera marfil nacar laca o concha las dos varillas de los extremos se llaman palas La parte descubierta de las varillas fuentes puede decorarse con calados doraduras u otras tecnicas 62 Gliptica es el arte de tallar piedras preciosas o semipreciosas para la confeccion de sellos monedas o medallas Generalmente se hace en camafeo o en entalle y en ocasiones en bulto redondo por lo general en piezas de pequeno tamano El trabajo de estas piezas se realiza con abrasivos y muelas de cabeza roma o afilada 63 Encuadernacion las cubiertas de un libro tienen la funcion principal de conservar su contenido de agentes externos si bien a menudo han sido objeto de ornamentacion La union de los pliegues se puede hacer con costura encolado u otros procedimientos Las cubiertas pueden ser de papiro madera piel cuero dorado cincelado o gofrado carton piedra u otros materiales a veces con aplicaciones de esmalte orfebreria o eboraria 64 Relojeria este instrumento para medir el tiempo ha sido a menudo objeto de ornamentacion y con el tiempo ha ido evolucionando tanto en tecnologia como estilisticamente Existen numerosos tipos de relojes de sol de agua clepsidra de arena anular bracket cartel de abuelo de banjo de caja alta de carroza de globo de linterna de pedestal esqueleto parlamentario regulador etc 65 Jugueteria los juguetes cumplen en primer lugar la funcion practica para la que son creados los juegos infantiles pero en ocasion han sido utilizados como objetos ornamentales en la decoracion interior Construidos en numerosas tipologias y materiales su funcion utilitaria ha sido un inconveniente en muchas ocasiones para su conservacion motivo por el cual es tambien dificil establecer una evolucion historica Algunas de las modalidades mas usadas en decoracion han sido las munecas y casas de munecas los automatas los titeres y marionetas los soldaditos de plomo los caballos de balancin las cometas las reproducciones de armas trenes y automoviles etc 66 Historia Editar Vaso campaniforme de Ciempozuelos de arcilla negra pulimentada con una capa de barro fino y decorada con motivos geometricos incisos rellenos de pasta blanca Museo Arqueologico Nacional Madrid Articulo principal Historia de las artes decorativas Prehistoria Editar Articulo principal Arte prehistorico El arte prehistorico es el desarrollado por el ser humano primitivo desde la Edad de Piedra Paleolitico superior Mesolitico y Neolitico hasta la Edad de los Metales periodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artisticas por parte del ser humano 67 En el neolitico comenzo la produccion de piezas de artesania ya que las obras manufacturadas solian tener una incipiente decoracion si bien no habia una conciencia plena de elaboracion de productos artisticos Las primeras manifestaciones que se podrian considerar artes decorativas serian algunas incipientes decoraciones arquitectonicas y las primeras obras de ceramica asi como el arte textil Destaco la llamada ceramica cardial decorada con impresiones de conchas cardium presente en diversos puntos de Europa occidental y oriental 68 El neolitico dio paso a la Edad de los Metales pues la utilizacion de elementos como el cobre el bronce y el hierro supuso una gran transformacion material para estas antiguas sociedades La metalurgia del bronce aparecio en Anatolia desde donde paso a Chipre y Creta y posteriormente el resto de Europa La mayoria de sus realizaciones eran de arte mobiliar preferentemente joyas y armas decoradas con motivos geometricos abstractos 69 En ceramica surgieron los vasos campaniformes 70 En la Edad del Hierro destacaron las culturas de Hallstatt Austria y La Tene Suiza vinculadas a los pueblos celtas 71 Arte antiguo Editar Ceramica esmaltada de la puerta de Istar que representa un animal fantastico con cabeza de serpiente y patas de leon y aguila Museo de Pergamo Berlin Articulo principal Arte antiguo Puede llamarse asi a las creaciones artisticas de la primera etapa de la historia iniciadas con la invencion de la escritura en las que destacan las grandes civilizaciones del Proximo Oriente Egipto y Mesopotamia Tambien englobaria las primeras manifestaciones artisticas de la mayoria de pueblos y civilizaciones de todos los continentes En esta epoca aparecieron las primeras grandes ciudades principalmente en cuatro zonas delimitadas por grandes rios el Nilo el Tigris y el Eufrates el Indo y el rio Amarillo Mesopotamia Editar Articulo principal Arte de Mesopotamia El arte mesopotamico se desarrollo en la zona comprendida entre los rios Tigris y Eufrates actuales Siria e Irak donde desde el milenio IV a C se sucedieron diversas culturas como los sumerios acadios amorritas asirios caldeos etc En Mesopotamia la carencia de piedra llevo a la construccion con ladrillo y adobe materiales pobres que requerian un revestimiento si se queria construir un edificio mas o menos estetico lo que se lograba con apliques ceramicos que decoraban templos y palacios 72 Aqui se inventaron las primeras herramientas de alfareria como el torno y el horno de dos camaras cerca del 3400 a C 73 Tambien destacaron en orfebreria tesoros de las tumbas reales de Ur 74 gliptica y metal puertas de Balawat 75 Egipto Editar Mascara funeraria de Tutankamon c 1354 1340 a C Museo Egipcio de El Cairo Articulo principal Arte del Antiguo Egipto En Egipto surgio una de las primeras grandes civilizaciones con obras de arte elaboradas y complejas que suponen ya una especializacion profesional por parte del artista artesano Con un sistema politico fuertemente centralizado y jerarquizado su arte era intensamente religioso y simbolico Iniciado alrededor del 3000 a C el arte egipcio perduro hasta la conquista de Alejandro Magno si bien su influencia persistio en el arte copto y bizantino 76 Una de sus mayores manifestaciones dentro del marco arquitectonico fue la pintura y el relieve policromado que decoraba tanto interiores como exteriores de edificios como se percibe en el palacio de Tell el Amarna dinastia XVIII 77 Los egipcios lograron grandes avances tecnicos especialmente en orfebreria como en el batido del oro el cincelado el grabado a buril el granulado y la incrustacion 78 Destacan especialmente las joyas encontradas en la tumba de Tutankamon dinastia XVIII como su mascara funeraria de oro batido con incrustaciones de pasta de vidrio y lapislazuli cuarzo y feldespato 79 La ebanisteria era de maderas importadas ebano cedro y cipres recubiertas a menudo de oro o marfil 80 En piedra destacan las paletas de esquisto con formas de animales o los vasos de caliza basalto o alabastro 81 La ceramica se dio en dos vertientes alfareria realizada con torno desde el 3200 a C y loza fina empleada como revestimiento arquitectonico 82 La metalurgia egipcia se centro en el cobre y el bronce ya que el hierro no se uso hasta epoca grecorromana 83 El tejido se centro en el lino tanto en el vestido como en tapices y alfombras 84 Arte clasico Editar Articulo principal Arte y cultura clasica Heracles en reposo anfora del pintor de Andocides c 520 a C Staatliche Antikensammlung de Munich Se denomina arte clasico al arte desarrollado en las antiguas Grecia y Roma cuyos adelantos tanto cientificos como materiales y de orden estetico aportaron a la historia del arte un estilo basado en la naturaleza y en el ser humano donde preponderaba la armonia y el equilibrio la racionalidad de las formas y los volumenes y un sentido de imitacion mimesis de la naturaleza que sentaron las bases del arte occidental de tal forma que la recurrencia a las formas clasicas ha sido constante a lo largo de la historia en la civilizacion occidental 85 Grecia Editar Articulo principal Arte de la Antigua Grecia En Grecia se desarrollaron las principales manifestaciones artisticas que han marcado la evolucion del arte occidental Tras unos inicios donde destacaron las culturas minoica y micenica el arte griego se desarrollo en tres periodos arcaico clasico y helenistico 86 Las artes decorativas adquirieron por primera vez una autonomia propia desvinculada del marco arquitectonico que condicionaba las realizaciones egipcias o mesopotamicas 87 En el arte minoico cabe destacar la ceramica en dos etapas la de Kamares siglos xix xviii a C y la ceramica de los segundos palacios c 1500 a C 88 En el arte micenico se produjeron obras de orfebreria de gran valor artistico como los vasos y las mascaras funerarias de oro hallados en los circulos de tumbas de Micenas 86 Del arte griego propiamente dicho destaca la ceramica decorada con imagenes pictoricas generalmente alusivas a la mitologia griega pero tambien a escenas historicas o incluso de la vida diaria de la que hay dos variantes principales de figuras negras sobre fondo rojo y de figuras rojas sobre fondo negro 89 Menos usada fue la tecnica de fondo blanco aparecida en Atenas en el siglo VI a C 90 Los griegos destacaron tambien en orfebreria vidrio y mosaico con innovaciones tecnicas como el camafeo aparecido en Alejandria en el siglo II a C o el vidrio soplado que surgio en la misma ciudad en el siglo I a C 91 Roma Editar Mosaico de la Batalla de Isos c siglo I a C Museo Arqueologico Nacional de Napoles Articulo principal Arte de la Antigua Roma Con un claro precedente en el arte etrusco el arte romano recibio una gran influencia del arte griego Gracias a la expansion del Imperio romano el arte clasico grecorromano llego a casi todos los rincones de Europa norte de Africa y Proximo Oriente y sento la base evolutiva del futuro arte desarrollado en estas zonas 92 Entre las artes decorativas romanas destaca el mosaico elaborado generalmente en opus sectile opus vermiculatum u opus tessellatum 93 Tambien destaco la terra sigillata un tipo de ceramica roja decorada con estampacion o mediante relieves hechos a molde 94 En el seno de la arquitectura tuvo tambien gran importancia la pintura ornamental como se evidencio tras el hallazgo de los restos de Pompeya 95 Tambien fue corriente el uso del estuco una tecnica en la que se consiguio un alto grado de refinamiento en el modelado de figuras y enmarques 96 En el vidrio se generalizo la tecnica del soplado con variantes como el soplado en moldes y se obtuvo el vidrio transparente Uno de los mejores exponentes es el vaso Portland siglo I 97 La orfebreria destaco por su suntuosidad con gusto por los contrastes cromaticos en piezas de gran valor y pericia tecnica destinadas solo a las elites con gran poder adquisitivo 98 En mobiliario destaca el triclinium de origen etrusco lecho donde los romanos se recostaban a comer Los muebles mas usados eran sillas de respaldo inclinado cathedra escabeles de seccion redonda con patas de tijera sella y armarios con estantes interiores cerrados por dos batientes 99 En el textil destaco el uso de la seda importada de China que a menudo se decoraba con dibujos de hilos de oro aurum phrygium 100 Arte medieval Editar Catedra de Maximiano c 547 Museo Arzobispal de Ravena Articulo principal Arte medieval La caida del Imperio romano de Occidente marco el inicio en Europa de la Edad Media etapa de cierta decadencia politica y social pues la fragmentacion del imperio en pequenos estados y la dominacion social de la nueva aristocracia militar supuso la feudalizacion de todos los territorios anteriormente administrados por la burocracia imperial Las nuevas culturas dominantes de origen germanico reinterpretaron el arte clasico mientras que la nueva religion el cristianismo impregno la mayor parte de la produccion artistica medieval 101 Arte paleocristiano Editar Articulo principal Arte paleocristiano Es el arte de los primeros tiempos del cristianismo surgido en el seno del Imperio romano primero en la clandestinidad y posteriormente de forma oficial tras la adopcion del cristianismo por el emperador Constantino I el ano 313 Se desarrollo notablemente el mosaico como el de la Pastoral celeste en el Mausoleo de Gala Placidia siglo V 102 Tambien destaco la miniatura de la que se distinguen dos escuelas la helenistico alejandrina Rollo de Josue Biblioteca Vaticana y la siria Evangeliario de Rabula Florencia 103 Del resto de artes aplicadas destaco la eboraria catedra de Maximiano Ravena 104 el vidrio el bronce y el tejido especialmente este ultimo en el arte copto 105 Arte bizantino Editar Justiniano y su sequito mosaico de San Vital de Ravena siglo VI Articulo principal Arte bizantino Pese a la caida del Imperio romano de Occidente en Oriente perduro conocido como Imperio bizantino hasta la conquista de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos Heredero del arte helenistico el arte bizantino recogio las principales tradiciones artisticas orientales de las que fue puerta de entrada en Europa donde el arte bizantino influyo en el arte prerromanico y romanico 106 El arte bizantino heredo del paleocristiano sus dos tradiciones musivarias la helenistica y la siria destacan los mosaicos de San Demetrio de Salonica los de Santa Sofia de Constantinopla y los de San Vital de Ravena 107 Del resto de artes aplicadas sobresalieron las textiles de inspiracion sasanida y la orfebreria en la que destaca el empleo del oro en abundancia y del esmalte tabicado o alveolado con realizaciones como la Pala de oro de San Marcos de Venecia o el tesoro del Monte Athos 108 El mobiliario era mas lujoso que en Occidente con incrustaciones de oro plata y nacar y revestimientos con panos y cojines 99 Arte germanico Editar Corona de Hierro de la reina Teodolinda c 590 600 catedral de Monza realizada segun la tradicion con el hierro de uno de los clavos de la crucifixion de Cristo Articulo principal Arte germanico Los pueblos germanicos se asentaron en el antiguo Imperio romano de Occidente tras su caida en el ano 476 fecha en que se crearon numerosos reinos regidos por diversas tribus como los ostrogodos en Italia los visigodos en Espana o los francos en Francia cada uno con su propia cultura y diversidad de estilos artisticos 109 Las principales realizaciones de estos pueblos eran de arte mobiliar generalmente de caracter suntuoso fibulas armas espuelas broches de cinturon y con motivos ornamentales alejados del naturalismo por lo general formas geometricas y de entrelazo 110 En la peninsula iberica el arte visigodo destaco en orfebreria sobre todo en fibulas coronas y cruces como los hallados en los tesoros de Guarrazar Museo Arqueologico Nacional y Torredonjimeno Museos Arqueologicos de Madrid Barcelona y Cordoba de influencia bizantina 111 Arte prerromanico Editar Articulo principal Arte prerromanico Altar de San Ambrosio de Milan c 850 de Vuolvinus Se denomina asi a los multiples estilos desarrollados en Europa desde la coronacion de Carlomagno ano 800 hasta alrededor del ano 1000 donde la aparicion del romanico supondra la divulgacion de un mismo estilo unitario a lo largo de todo el continente europeo Esta acepcion es simplemente una forma de englobar una serie de estilos independientes y con pocos o ningun factor comun con el unico aglutinante de ser predecesores de la internacionalizacion del romanico 101 Arte carolingio es el desarrollado en el Sacro Imperio Romano Germanico desde la coronacion de Carlomagno el ano 800 Se desarrollo notablemente la miniatura en la que se distinguen varias escuelas la palatina la de Tours la de Reims y la de Saint Denis 112 Tambien destaco la orfebreria con cierta influencia bizantina altar de San Ambrosio de Milan obra de Vuolvinus 113 Arte otoniano se denomina asi al desarrollado en el Sacro Imperio Romano Germanico durante el reinado de la dinastia otoniana siglos x xi La miniatura fue heredera de la carolingia especialmente de la escuela de Reims de nuevo con influencia bizantina En orfebreria continuo la tradicion del esmalte con obras como el altar de Basilea Museo de Cluny la cruz de la abadesa Matilde Essen y la corona de Conrado II Viena 114 Arte celta desarrollado en las islas britanicas se desarrollo una escuela de miniatura de influencia carolingia con un principal centro de produccion en Winchester Pontifical de San Aethelwold British Museum En orfebreria merecen destacarse la llamada joya del Rey Alfredo Ashmolean Museum Oxford y el estuche de la campana de san Patricio Museo de Dublin 115 Arte vikingo los pueblos de Escandinavia elaboraron principalmente arte mobiliar por lo general armas fibulas y cinturones de los que destacan las fibulas con largas agujas y las espadas con boton terminal y anillos en la empunadura decorados en damasquinado tabicado y filigrana 116 Arte asturiano con la invasion musulmana de la peninsula iberica 711 726 los cristianos se vieron reducidos a la region de Asturias El arte asturiano se dio en el siglo IX en tres etapas prerramirense ramirense y posramirense en funcion del reinado de Ramiro I 842 850 Sobresale igualmente la orfebreria donde se denota la influencia carolingia cruz de los Angeles cruz de la Victoria y caja de las Agatas de la Camara Santa de la Catedral de San Salvador de Oviedo 117 Arte mozarabe se denomina mozarabes a los cristianos que vivian bajo la dominacion islamica y que al pasar de nuevo a territorio reconquistado por los cristianos practicaban un tipo de arte de gran influencia islamica Se desarrollo sobre todo en el siglo X principalmente al norte del Duero en el alto Ebro sur de Galicia Cantabria y Pirineos Cabe destacar en miniatura los beatos ilustraciones del Comentario al Apocalipsis del Beato de Liebana asi como las obras de orfebreria cruz de Santiago de Penalba Museo Arqueologico de Leon campana del abad Sanson Museo de Cordoba caliz de Santo Domingo de Silos 118 Arte romanico Editar Tapiz de la Creacion siglo XI Museo Catedralicio de la Catedral de Gerona Articulo principal Arte romanico El arte romanico representa el primer estilo de caracter internacional de la cultura europea occidental con una identidad plenamente consolidada tras el paso del latin a las lenguas vernaculas De caracter eminentemente religioso casi todo el arte romanico estaba dirigido a la exaltacion y divulgacion del cristianismo Surgido a mediados del siglo XI se desarrollo fundamentalmente durante el siglo XII a finales del cual empezo a coexistir con el incipiente gotico 119 Dentro del marco arquitectonico tuvo una gran relevancia la escultura ornamental especialmente la de los timpanos de fachadas de iglesias y la de los capiteles de columnas 120 El mosaico continuo utilizandose especialmente en pavimentos como el de la Ascension de Alejandro de la catedral de Orvieto 1163 1166 o los signos del zodiaco de la basilica de San Miniato al Monte Florencia 1207 121 En la miniatura predominaron dos escuelas la italiana de influencia bizantina y la inglesa donde descuella la escuela de Winchester 122 En esta epoca sobresalio la orfebreria con empleo abundante de oro y piedras preciosas como en el Relicario de los Tres Reyes Magos catedral de Colonia obra de Nicolas de Verdun y el Caliz de dona Urraca San Isidoro de Leon Tambien tuvieron relevancia las labores textiles especialmente los bordados como el Tapiz de Bayeux siglo XI o el Tapiz de la Creacion de la catedral de Gerona siglo XI 123 La vidrieria se desarrollo como cerramiento de vanos entre finales del e inicios del xii cuando fue objeto igualmente de soporte para la plasmacion de programas iconograficos relacionados con el cristianismo 124 En metalisteria predomino el uso del bronce como en las puertas de la iglesia de San Miguel de Hildesheim 125 o de la catedral de Verona 126 El hierro se dio principalmente en las rejas para coros 127 En ebanisteria predomino la simplicidad y la severidad como correspondia a la religion preponderante el cristianismo que propugnaba la pobreza y la austeridad Proliferaron los arcones que servian para guardar ropa y a la vez como asiento 128 Arte gotico Editar Custodia de la catedral de Toledo 1517 1524 de Enrique de Arfe Articulo principal Arte gotico El arte gotico nota 1 se desarrollo entre los siglos xii y xvi epoca de gran desarrollo economico y cultural El fin de la epoca feudal supuso el afianzamiento de los estados centralizados con mayor predominio de las ciudades sobre el campo al tiempo que un sector cada vez mayor de la sociedad tenia acceso a la cultura que dejo de ser patrimonio exclusivo de la Iglesia El auge de las universidades comporto un aumento de los estudios cientificos filosoficos y literarios y sento las bases de la cultura moderna Las artes decorativas tuvieron gran relevancia durante el gotico favorecidas por las nuevas clases urbanas de mercaderes y artesanos 130 Una de las principales especialidades del gotico fue la vidriera que a su funcion iluminadora unio un aspecto simbolico de trascendencia divina La evolucion de la arquitectura gotica permitio la apertura de amplios ventanales que colmaron de luz el interior que gano en transparencia y luminosidad 131 Algunos exponentes fueron los vitrales de las catedrales de Chartres Reims Amiens o la Sainte Chapelle de Paris 132 La miniatura gotica se desarrollo especialmente en Francia con miniaturas de rico cromatismo empleo abundante del oro y orlas de tipo vegetal Salterio de la reina Blanca de Castilla Biblioteca del Arsenal Paris 133 En la orfebreria destacaron especialmente las custodias y los relicarios donde sobresale el nombre de Enrique de Arfe custodia de la catedral de Cordoba 1518 custodia procesional de la catedral de Toledo 1517 1524 134 La ceramica destaco en Faenza y Manises y el vidrio en Venecia y Cataluna 134 En metalisteria destaco el taller de Dinant Belgica Tambien cabe citar como obra destacada las puertas de bronce del baptisterio de Florencia de Andrea Pisano 125 Se desarrollo notablemente la rejeria sobre todo en Espana como en las obras del toledano Juan Frances 135 En esta epoca se desarrollo notablemente el tapiz con dos principales talleres en Paris y Arras Una de las mejores producciones es el Tapiz del Apocalipsis castillo de Angers 1375 1379 Desde finales del siglo XV descollaron los talleres flamencos 136 En la ebanisteria gotica se puso de moda una decoracion inspirada en la arquitectura de las catedrales con ojivas rosetas y ventanillas polilobuladas 137 El mueble mas usado fue el arcon que servia tanto de armario como de banco o mesa confeccionados generalmente en roble y armados con herrajes 138 De esta epoca proceden los primeros grabados en Europa realizados con xilografia el primero conservado es el San Cristobal del Museo Germanico de Nuremberg de 1423 En la decada de 1430 aparecio la calcografia El grabado contribuyo a la popularizacion y abaratamiento del arte y permitio al artista un nuevo medio de expresion 139 Arte de la Edad Moderna Editar Salero de Francisco I de Francia 1539 1543 de Benvenuto Cellini Kunsthistorisches Museum Viena Articulo principal Arte de la Edad Moderna El arte de la Edad Moderna no confundir con arte moderno que se suele emplear como sinonimo de arte contemporaneo nota 2 se desarrollo entre los siglos xv y xviii La Edad Moderna supuso cambios radicales a nivel politico economico social y cultural la consolidacion de los estados centralizados supuso la instauracion del absolutismo los nuevos descubrimientos geograficos especialmente el continente americano abrieron una epoca de expansion territorial y comercial y supusieron el inicio del colonialismo la invencion de la imprenta conllevo una mayor difusion de la cultura que se abrio a todo tipo de publico la religion perdio la preponderancia que tenia en la epoca medieval a lo que coadyuvo el surgimiento del protestantismo a la vez el humanismo surgio como nueva tendencia cultural dando paso a una concepcion mas cientifica del hombre y del universo 141 Renacimiento Editar Articulo principal Renacimiento La nef Burghley 1527 1528 de Pierre Le Flamand nautilus con montura de plata semidorada Victoria amp Albert Museum Londres El Renacimiento fue un estilo surgido en Italia en el siglo XV Quattrocento que se expandio por el resto de Europa desde finales de ese siglo e inicios del siglo XVI Cinquecento Los artistas se inspiraron en el arte clasico grecorromano por lo que se hablo de renacimiento artistico tras el oscurantismo medieval Estilo inspirado en la naturaleza surgieron nuevos modelos de representacion como el uso de la perspectiva Sin renunciar a la tematica religiosa cobro mayor relevancia la representacion del ser humano y su entorno 141 Las artes decorativas tuvieron un gran auge debido al gusto por el lujo de las nuevas clases adineradas Muchos artifices de artes mayores realizaron obras de las consideradas decorativas diversos pintores hacen dibujos para grabados como Durero Tiziano o Gentile Bellini Benvenuto Cellini o Hans Holbein hacen disenos de orfebreria Rafael confecciona cartones para tapices 142 La tapiceria destaco en Flandes con obras basadas en bocetos desarrollados por pintores como Quentin Metsys o Bernard van Orley 143 El vidrio continuo con cotas de gran calidad en Venecia Murano La ceramica destaco en Italia Gubbio Faenza Urbino Francia Bernard Palissy y Espana Talavera de la Reina Manises 144 Cataluna 145 La orfebreria fue cultivada por escultores como Lorenzo Ghiberti Andrea del Verrocchio o Benvenuto Cellini salero de Francisco I de Francia 146 En Espana la familia Arfe Antonio hijo de Enrique y su hijo Juan continuaron la confeccion de custodias ahora en estilo plateresco 147 En metalisteria continuo el trabajo en bronce especialmente en puertas decoradas con relieves escultoricos como las segundas y terceras puertas del baptisterio de Florencia obra de Lorenzo Ghiberti o las puertas de los pies de la catedral de Pisa de Giambologna 125 La rejeria continuo en Espana con motivos platerescos como en la obra de fray Francisco de Salamanca y Cristobal de Andino o puristas como la obra de Francisco de Villalpando 148 La ebanisteria incorporo materiales preciosos como el marfil y la madreperla apliques en hueso pinturas al temple con motivos heraldicos o alegoricos o relieves con panes dorados y plateados En esta epoca se introdujo el uso de bocetos para el diseno del mueble Francesco Salviati En esta epoca continuaron las mismas tipologias que en el periodo medieval pero con una decoracion de estilo clasico 149 En esta epoca se desarrollaron notablemente las artes graficas especialmente gracias a la invencion de la imprenta Aparecieron o se perfeccionaron la mayoria de las tecnicas de grabado calcografia aguafuerte aguatinta grabado al buril grabado a media tinta o grabado a punta seca linograbado xilografia etc En Alemania destaco la obra de Durero especialista en la tecnica del buril aunque tambien realizo xilografias En Francia el grabado fue practicado por la escuela de Fontainebleau En Flandes surgieron notables grabadores en la ciudad de Amberes como los hermanos Wierix o Hieronymus Cock 150 Barroco Editar Victoria de la Eucaristia sobre el Paganismo tapiz sobre un carton de Peter Paul Rubens monasterio de las Descalzas Reales Madrid Articulo principal Barroco El Barroco nota 3 se desarrollo entre el siglo XVII y principios del xviii Fue una epoca de grandes disputas en el terreno politico y religioso en la que surgio una division entre los paises catolicos contrarreformistas donde se afianzo el estado absolutista y los paises protestantes de signo mas parlamentario El arte se volvio mas refinado y ornamentado con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas mas dinamicas y efectistas con gusto por lo sorprendente y anecdotico por las ilusiones opticas y los golpes de efecto 152 En general las artes decorativas barrocas destacan por su recargamiento suntuosidad y caracter pomposo con predominio de la linea curva frente a la recta gusto por los contrastes luminicos y los efectos ilusionistas un cierto caracter escenografico y de apariencia minuciosidad del detalle uso de materiales diversos y mixtificacion de tecnicas y un gusto por lo exotico que se pone de manifiesto en la importacion de productos del Lejano Oriente y posteriormente en su imitacion chinoiseries y japonesairies 153 En algunos paises surgieron variedades estilisticas concretas como los estilos Luis XIV y Regencia en Francia o los estilos jacobino Restauracion Guillermo y Maria y Reina Ana en Inglaterra Disenos de mobiliario de Andre Charles Boulle Las artes decorativas tuvieron una gran expansion en el siglo XVII debido principalmente al caracter decorativo y ornamental del arte barroco En Francia el lujoso proyecto del palacio de Versalles conllevo la creacion de la Manufacture Royale des Gobelins dirigida por el pintor del rey Charles Le Brun donde se manufacturaban todo tipo de objetos de decoracion principalmente mobiliario tapiceria y orfebreria La confeccion de tapices tuvo un significativo incremento en su produccion y se encamino a la imitacion de la pintura con la colaboracion en numerosos casos de pintores de renombre que elaboraban cartones para tapices como Simon Vouet el propio Le Brun o Rubens en Flandes 154 La orfebreria tambien alcanzo niveles de elevada produccion especialmente en plata y piedras preciosas La ceramica y el vidrio continuaron generalmente con las mismas tecnicas de elaboracion que en el periodo renacentista destacaron la ceramica blanca y azul de Delft Holanda y el vidrio pulido y tallado de Bohemia 155 En metalisteria destacaron los trabajos de forja franceses especialmente rejas y barandillas como en los palacios de Versalles Saint Cloud y Chantilly En bronce destacan el baldaquino de San Pedro y la catedra de San Pedro ambos de Gian Lorenzo Bernini 156 En esta epoca destaco especialmente la ebanisteria que se caracterizo por las superficies onduladas concavas y convexas con volutas y diversos motivos como cartelas y conchas En Espana surgio el bargueno cofre rectangular con asas con numerosos cajones y compartimentos asi como el sillon llamado frailero o misional en Hispanoamerica A finales del siglo XVII se desarrollo en los Paises Bajos la tecnica de la marqueteria La edad de oro de la ebanisteria se produjo en la Francia de los Luises donde se alcanzaron altos niveles de calidad y refinamiento sobre todo gracias a la obra de Andre Charles Boulle 157 Las artes graficas tuvieron una gran difusion durante el Barroco continuando el auge que este sector tuvo durante el Renacimiento Las tecnicas mas empleadas fueron el aguafuerte y el grabado a punta seca 158 En el siglo XVII en las que destacaron Guido Reni Claude Lorrain Abraham Bosse Jacques Bellange Jacques Callot Peter Paul Rubens Lucas Vorsterman I Anton van Dyck Jose de Ribera Francisco Ribalta Francisco Herrera el Viejo y especialmente Rembrandt 158 Rococo Editar Gabinete de Porcelana del Palacio Real de Aranjuez de Giuseppe Gricci 1765 Articulo principal Rococo El rococo nota 4 se desarrollo en el siglo XVIII en convivencia a principios de siglo con el Barroco y a finales con el neoclasicismo y supuso la pervivencia de las principales manifestaciones artisticas del Barroco con un sentido mas enfatizado de la decoracion y el gusto ornamental que son llevados a un paroxismo de riqueza sofisticacion y elegancia 160 Estilisticamente en Francia se dieron los estilos Luis XV y Luis XVI En 1766 se fundo en Francia la Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs el primer centro de formacion en artes decorativas de renombre Las artes decorativas tuvieron especial relevancia ya que el rococo fue un arte de aire burgues dedicado a la ostentacion y el lujo 161 Se desarrollo notablemente el interiorismo con especial enfasis en el mobiliario los espejos las sedas los tapices y los objetos de porcelana Esta ultima tuvo una gran difusion sobre todo la de Meissen y la de Sevres con delicados motivos ornamentales preferentemente de estilo oriental 162 En Espana continuo la produccion de ceramica en Talavera Alcora y Manises donde se puso de moda un tipo de zocalo de azulejos con escenas de caza o paisajes 163 Pareja de bustos de porcelana de Alcora c 1750 de Julian Lopez Museo del Diseno de Barcelona El vidrio tuvo igualmente un gran auge con Venecia todavia al frente de la produccion asi como Bohemia donde se consiguio un vidrio transparente e incoloro que sustituyo al cristal de roca usado desde el Renacimiento El tapiz tuvo un gran centro de produccion en Lyon donde se pusieron de moda los motivos orientales y exoticos chinescos indianos turquescos 164 En Espana adquirieron notoriedad los tapices de la Real Fabrica de Tapices de Santa Barbara creada en 1720 algunos de ellos disenados por Goya 165 La orfebreria tuvo igualmente un centro difusor en Francia donde destaca la obra de Juste Aurele Meissonnier 166 En metalisteria destacan las rejas de hierro para la plaza Stanislas de Nancy obra de Jean Lamour 1750 1758 167 En ebanisteria el estilo Luis XV frances fue una etapa de transicion entre Barroco y rococo de caracter mas intimo y reservado con proliferacion de saloncitos y tocadores con mobiliario de lineas suaves y tamano mas reducido decorados con bronce y palisandro y marqueterias de formas geometricas de color claro sobre fondo oscuro uno de sus mejores exponentes fue Jean Henri Riesener 168 En el Reino Unido destaco la obra de Thomas Chippendale quien dio origen al llamado estilo Chippendale segunda mitad del siglo XVIII caracterizado por el eclecticismo con mezcla de elementos goticos rococo palladianos y chinescos 169 En esta epoca aparecio la litografia nueva modalidad de grabado sobre piedra caliza inventada por Aloys Senefelder en 1796 Fue usada por pintores como Goya Gainsborough o Gericault 170 Neoclasicismo Editar Trono de Napoleon en el Senado frances 1804 Francois Honore Georges Jacob Desmalter exponente del estilo Imperio Articulo principal Neoclasicismo El auge de la burguesia tras la Revolucion francesa favorecio el resurgimiento de las formas clasicas mas puras y austeras en contraposicion a los excesos ornamentales del Barroco y rococo identificados con la aristocracia A este ambiente de valoracion del legado clasico grecorromano influyo el hallazgo arqueologico de Pompeya y Herculano junto a la difusion de un ideario de perfeccion de las formas clasicas efectuado por Johann Joachim Winckelmann quien postulo que en la antigua Grecia se dio la belleza perfecta lo que genero un mito sobre la perfeccion de la belleza clasica que aun condiciona la percepcion del arte hoy dia 171 En Francia se dieron los estilos Directorio e Imperio mientras que en el Reino Unido se desarrollo el estilo georgiano llamado asi por los reinados de Jorge I Jorge II y Jorge III seguido por el estilo Regencia Su equivalente en Estados Unidos fue el estilo federal Las artes decorativas vuelven a los temas clasicos laurel guirnaldas esfinges y al colorido austero muchas veces monocromo con volumenes compactos y formas sencillas 172 En ceramica destaca la obra de Josiah Wedgwood que creo un tipo de loza de color crema que tuvo gran exito internacional Continuo tambien la porcelana de Sevres esta vez imitando temas antiguos 173 En vidrio la francesa Vidrieria Real de San Luis elaboro piezas de cristal potasa a imitacion de la cristaleria bohemia facon de Boheme mientras que en la propia Bohemia continuo con exito su produccion de cristaleria de gran calidad con un estilo mas sobrio que en la epoca rococo Tambien prospero el vidrio veneciano especialmente con unas opalinas blancas que imitaban la porcelana 174 La orfebreria evoluciono como el resto de las artes a formas mas austeras y tematicas de inspiracion clasica 175 En las artes del metal cabe destacar la reja del Palacio de Justicia de Paris 1783 1785 y la reja del coro de Notre Dame de Paris 1809 176 La ebanisteria retorno a formas mas clasicas representada principalmente en el Reino Unido por Robert Adam George Hepplewhite y Thomas Sheraton 177 En Francia con el llamado estilo Directorio 1795 1805 se volvio a un tipo de mueble mas sobrio con preponderancia de lo constructivo sobre lo decorativo y el uso de los colores puros de la madera frente a los tonos pastel del rococo El estilo Imperio se desarrollo en la Francia napoleonica de donde paso al resto de Europa sustituyendo la sobriedad por la ostentacion y el lujo con un estilo suntuoso con preferencia por temas exoticos y orientales preferentemente egipcios egyptiennerie debido a la campana napoleonica en Egipto 1798 1801 178 Arte contemporaneo Editar Habitacion egipcia del libro Household Furniture amp Interior Decoration de Thomas Hope Londres 1807 En esta obra Hope acuno el termino decoracion de interiores dando inicio al interiorismo 179 Articulo principal Arte contemporaneo Entre finales del siglo XVIII y principios del xix se sentaron las bases de la sociedad contemporanea marcada en el terreno politico por el fin del absolutismo y la instauracion de gobiernos democraticos impulso iniciado con la Revolucion francesa y en lo economico por la Revolucion Industrial y el afianzamiento del capitalismo que tendria respuesta en el marxismo y la lucha de clases En el terreno del arte comienza una dinamica evolutiva de estilos que se suceden cronologicamente cada vez con mayor celeridad que culminara en el siglo XX con una atomizacion de estilos y corrientes que conviven y se contraponen se influyen y se enfrentan En esta epoca se inicia en el terreno de las artes decorativas el diseno moderno La nueva era industrial habia puesto al alcance de la poblacion multitud de objetos que antes eran manufacturados construidos en serie sin un especial interes en su ornamentacion En reaccion a ello movimientos como el Arts amp Crafts y el modernismo revalorizaron de nuevo el objeto como obra singular e iniciaron una nueva forma de elaboracion de los mismos basada en un diseno previo lo que les conferia pese a su posterior fabricacion industrial en muchos casos un nuevo valor de origen intelectual Uno de los factores que propiciaron la rapida difusion del diseno fue el gran aumento de los medios de comunicacion de masas junto a la celebracion de eventos especiales como las exposiciones universales Estos factores unidos al incremento de un numero cada vez mayor de publico capaz de adquirir obras de arte y artesania propicio un ambiente cada vez mas dinamico e interrelacionado que comporto un aspecto de popularizacion del gusto propiciando las corrientes de moda que tanta importancia tendrian en el siglo XX 180 Siglo XIX Editar Articulo principal Historia del Arte del siglo XIX Romanticismo Editar Salon estilo Biedermeier c 1825 de Leopold Zielcke Berlin Articulo principal Romanticismo El romanticismo fue un movimiento de profunda renovacion en todos los campos artisticos con una especial valoracion de la cultura popular lo exotico y el retorno a formas artisticas menospreciadas del pasado especialmente las medievales En Francia coincidio con el estilo Restauracion y el Luis Felipe en el Reino Unido con el primer victoriano en Alemania el Biedermeier y en Espana con el fernandino y primer isabelino El estilo Restauracion 1815 1830 sucedio al estilo Imperio con el que mantuvo una cierta linea de continuidad Su principal rasgo estilistico continuo siendo el clasicismo aunque de lineas mas pesadas y toscas 181 Le sucedio el estilo Luis Felipe 1830 1848 que heredo sus premisas pero con un aire mas pesado y ostentoso mas declaradamente burgues con un mobiliario de inspiracion gotica y renacentista 182 El estilo victoriano evoluciono estilisticamente del romanticismo al neogotico y Arts amp Crafts con tendencia a una ornamentacion compleja y recargada y en mobiliario predileccion por la curva y las superficies mullidas 183 En Alemania y Austria surgio el estilo Biedermeier 1820 1840 nota 5 inspirado en estilos anteriores como el gotico el Renacimiento el rococo el pompeyano y el Luis XVI 185 En Espana los estilos fernandino e isabelino se dieron sobre todo en mobiliario el primero recibio la influencia del Restauracion frances y el Regencia ingles aunque mas pesado y con mayor enfasis por la practicidad y gusto por las formas rectangulares 186 el segundo se inspiro en el Biedermeier con gusto por el lujo y la ostentacion aunque sin renunciar al confort y la funcionalidad 187 Historicismo Editar Articulo principal Arquitectura historicista Indiscret estilo Segundo Imperio Museo del Louvre Paris La arquitectura historicista se baso en el eclecticismo y en el revival de estilos anteriores reinterpretados segun conceptos modernos lo que produjo movimientos como el neorromanico el neogotico el neobarroco etc La inspiracion en estos estilos del pasado llevo a una mayor preocupacion por la exactitud historica por imitar a la maxima perfeccion todos los detalles del estilo replicado Para ello se acudio con asiduidad tanto a referencias bibliograficas como a exponentes museisticos de esos estilos En 1857 se fundo el Victoria amp Albert Museum de Londres con el objetivo de establecer los parametros fundamentales para definir las premisas fundamentales del diseno contemporaneo 188 Una de las mayores fuentes de inspiracion fue el pasado medieval como se denota en la decoracion del castillo de Neuschwanstein promovido por el rey Luis II de Baviera 188 El neogotico surgio en Reino Unido ya a mediados del siglo XVIII pero se desarrollo especialmente en el xix con variedades locales como el estilo Troubadour y Segundo Imperio en Francia y el isabelino en Espana Se dio especialmente en el mobiliario pero tambien en otros detalles ornamentales aplicados a la arquitectura El neogotico influyo en el modernismo de finales de siglo especialmente en Cataluna 189 Uno de los mayores teoricos de este movimiento fue Eugene Emmanuel Viollet le Duc mientras que como disenador destaco el arquitecto Augustus Welby Northmore Pugin quien diseno muebles joyas y plateria basados estrictamente en precedentes medievales 189 En Reino Unido hubo a mediados de siglo un revival del estilo Reina Ana que consistio en la elaboracion de reproducciones especialmente mobiliario y plateria de aquel periodo como se denota en las sillas y mesas de patas cabriole 190 Uno de sus maximos exponentes fue Edward William Godwin arquitecto y disenador vinculado al movimiento esteticista muy influido por el arte japones hasta el punto que diseno un tipo de mobiliario llamado anglo japones 191 Arts amp Crafts Editar Silla de Arthur Heygate Mackmurdo 1883 Museo de Arte del Condado de Los Angeles Articulo principal Arts amp Crafts En el ultimo tercio del siglo XIX tuvo especial relevancia el movimiento britanico Arts amp Crafts Artes y Oficios promovido por John Ruskin y William Morris Esta corriente defendia una revalorizacion del trabajo artesanal y propugnaba el retorno a las formas tradicionales de fabricacion estipulando que el arte debe ser tan util como bello 192 Tras los planteamientos de Ruskin y Morris Charles Robert Ashbee fue el principal organizador del movimiento En 1888 fundo la Guild and School of Handicraft en Toynbee Hall Londres donde diseno mobiliario plateria y metalisteria en un estilo cercano al modernismo 193 En la orbita de Morris trabajo Arthur Heygate Mackmurdo fundador del taller Century Guild de decoracion de interiores donde elaboro muebles que destacaron por las lineas y angulos rectos como su famosa silla de 1881 194 En Estados Unidos este movimiento llamado alli American Craftsman estuvo representado por Gustav Stickley disenador de un tipo de mobiliario sencillo y funcional sin adornos que empezo a construir en serie con vistas a una mayor comercializacion de sus productos 195 En general estos artistas abandonaron el neogotico por un estilo mas sencillo ligero y elegante inspirado en parte en el estilo Reina Ana En la decada de 1890 se recibio la influencia modernista pero poco despues Philip Webb retorno a un estilo mas rustico y austero Hacia 1900 el movimiento se fue diluyendo principalmente por la contradiccion generada por el hecho de que su produccion artesanal encarecia el producto y solo podian vender a clientela selecta lo que chocaba con su ideario cercano al socialismo utopico mientras que para llegar a las masas habrian tenido que recurrir a la fabricacion seriada lo que contravenia su defensa de la artesania manual 196 Modernismo Editar Alegoria de la III Exposicion de Bellas Artes e Industrias Artisticas de Barcelona 1890 1903 de Antoni Rigalt vidrio emplomado con pintura de grisalla y esmalte Museo del Diseno de Barcelona Articulo principal Modernismo arte El modernismo fue un movimiento arquitectonico que surgio hacia 1880 en varios paises en funcion del cual recibio distintos nombres Art Nouveau en Francia Modern Style en Reino Unido Jugendstil en Alemania Sezession en Austria Liberty en Italia y modernismo en Espana pais en el que destaco el modernismo catalan Perduro hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial 9 Este estilo por su caracter ornamental supuso una gran revitalizacion de las artes decorativas con una nueva concepcion mas enfocada en el acto creador y en la equiparacion con el resto de artes plasticas hasta el punto de que sus artifices plantearon por primera vez la unidad de las artes El diseno modernista planteaba en general la revalorizacion de las propiedades intrinsecas de cada material con unas formas de tipo organicista inspiradas en la naturaleza 197 Aunque teoricamente se oponia al historicismo se inspiraron en numerosos estilos del pasado especialmente el arte medieval el celta el oriental y el rococo Por otro lado algunos disenos de Hector Guimard apuntaban al arte abstracto mientras que Henry Van de Velde iniciado en el modernismo supone la transicion entre el modernismo y el diseno industrial 198 Dragon de trencadis del parque Guell 1900 1903 de Antoni Gaudi Un claro exponente de arquitecto preocupado por el interiorismo fue Antoni Gaudi que diseno muchos de los muebles para sus obras tanto civiles como religiosas realizo disenos de forja como su famoso dragon de los pabellones Guell e innovo en el terreno del mosaico con su tecnica del trencadis un tipo de aplacados de ceramica hecha con piezas de desecho que disponia en combinaciones originales y fantasiosas como su banco ondulante del parque Guell 199 Otros arquitectos que realizaron disenos ornamentales fueron Victor Horta Hector Guimard creador de la reja para las estaciones de metro de Paris que se convirtio en uno de los iconos visuales del Art Nouveau 200 Charles Rennie Mackintosh Josef Hoffmann y Joseph Maria Olbrich Tambien hubo referentes en la pintura y la ilustracion como Alfons Mucha Koloman Moser y Emile Victor Prouve En vidrio Emile Galle realizo piezas con incrustaciones de hojas de oro o plata placas de mica y fibras de asbesto inspiradas en la naturaleza 201 Louis Comfort Tiffany recibio la influencia de Galle desde la que innovo tecnica y estilisticamente como en su Favrile Glass una tecnica de vidrio soplado y posteriormente irisado por exposicion a humos de metal fundido 202 Rene Lalique orfebre y vidriero elaboro obras mas sencillas lejos de las formas sinuosas de moda hasta entonces generalmente con una produccion seriada 202 En orfebreria destaco tambien Peter Carl Faberge creador de piezas de gran fantasia entre las cuales destacan sus huevos de Pascua que confeccionaba para la familia real rusa 203 El mobiliario destaco por su diseno armonioso y proporcionado con predominio de las formas ondulantes Algunos de sus mejores exponentes fueron Arthur Liberty Henry Van de Velde Emile Galle Louis Majorelle Carlo Bugatti y Gaspar Homar 204 En ceramica destaco Auguste Delaherche autor de porcelana y jarrones de gres decorados con barnices 205 En tapiceria Hermann Obrist diseno bordados de formas vegetales que tuvieron gran exito especialmente el conocido como El latigo 206 Siglo XX Editar Poster de la Prima Esposizione Internazionale d Arte Decorativa Moderna Turin 1902 Articulo principal Arte del siglo XX En el siglo XX las artes decorativas tuvieron una rapida evolucion marcada por el uso de nuevos materiales y tecnologias mas avanzadas Con una clara apuesta por el diseno como base creadora en esta centuria se remarco el aspecto intelectual de estas creaciones frente a la mera realizacion material otorgada tradicionalmente a la artesania Sin embargo la produccion en serie de los objetos ornamentales llevo a afirmar a expertos como Gerald Gassiot Talabot que las artes decorativas han muerto circunstancia que situa en los anos 1930 con movimientos como la Bauhaus y los primeros disenos industriales 207 Un elemento coadyuvante seria el factor moda resultante del consumismo como motor de cambio y evolucion del nuevo diseno industrial que resultaria en el nuevo concepto del styling representado fundamentalmente por Raymond Loewy que incide en el aspecto comercial del producto 208 Tecnicas tradicionales Editar Silla roja y azul de Gerrit Thomas Rietveld 1923 Las artes decorativas tradicionales continuaron en mas o menos medida aunque a menudo relegadas al concepto de artesania frente al nuevo diseno industrial El mosaico tuvo un nuevo renacer en Italia gracias a la obra del escultor Gino Severini quien fundo un taller en Paris en 1951 que posteriormente se convertiria en la Escuela de Bellas Artes Gino Severini 209 En ceramica tambien se exploraron nuevas tecnicas y materiales Como en otros campos se vinculo con artistas de reconocido prestigio como Georges Rouault Raoul Dufy Pablo Picasso y Joan Miro Este ultimo en colaboracion con el ceramista Josep Llorens i Artigas realizo grandes murales ceramicos como los de la sede de la Unesco en Paris la Universidad de Harvard la Fundacion Maeght y el aeropuerto de Barcelona 210 La vidriera siguio dos vias la tradicional y la que utiliza nuevas tecnicas y materiales como el cemento armado en vez del emplomado y el plastico o el poliester en vez del vidrio 211 En cuanto a cristaleria perduro el vidrio de Murano Venecia asi como el de Bohemia que hizo un esfuerzo de renovacion a traves del vidrio tallado En Finlandia Tapio Wirkkala fabrico vidrios con burbujas y en Suecia se elaboro vidrio con decoracion grabada figurativa o abstracta 212 En la orfebreria el material mas utilizado fue el diamante asi como las piedras preciosas 213 El mobiliario siguio un diseno mas funcional con utilizacion de nuevos materiales como el acero el aluminio y el plastico Algunos exponentes como la silla cantilever de Mart Stam el sillon de acero tubular de Marcel Breuer o la silla corola de plastico disenada por Eero Saarinen iniciaron el diseno industrial en mobiliario Un claro exponente del nuevo mobiliario de diseno innovador fue la famosa silla roja y azul de Gerrit Thomas Rietveld 1923 de formas geometricas y colores primarios La madera fue nuevamente revalorizada en los paises nordicos con artifices como Alvar Aalto Kaare Klint y Borge Mogensen asi como en Estados Unidos con Charles Eames 214 La tapiceria se acerco notablemente a la pintura ya que muchas obras de pintores como Georges Rouault Pablo Picasso Georges Braque Raoul Dufy Henri Matisse Fernand Leger o Joan Miro fueron llevadas al telar En cambio Jean Lurcat renovo el tapiz y lo devolvio a su concepto inicial ligado a la arquitectura que es su marco original y alejado de la pintura 215 El grabado fue practicado por numerosos pintores como Pierre Bonnard Maurice Denis Andre Derain Max Slevogt Henri Matisse Marc Chagall Vasili Kandinski Paul Klee Pablo Picasso Joan Miro Salvador Dali Willem de Kooning Jackson Pollock Andy Warhol Roy Lichtenstein Eduardo Chillida y Antoni Tapies Los metodos mas empleados fueron la xilografia la litografia y el aguafuerte y se desarrollaron nuevas tecnicas como el aguatinta al color y la serigrafia asi como la impresion offset 216 Art deco Editar Diseno de objetos de uso art deco Pal Bell de Maurice Ascalon Articulo principal Art deco En 1925 se celebro en Paris la Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes que supuso el punto de arranque del art deco nota 6 En realidad la exposicion de 1925 fue la oficializacion de un movimiento que se llevaba gestando hacia unos anos desde el fin de la Primera Guerra Mundial como estilo sucesor del modernismo en 1919 Louis Sue y Andre Mare crearon la Compagnie des Arts Francais caracterizada por un mobiliario de inspiracion tradicional pero exuberante decoracion Este estilo que perduro hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial supuso una revolucion para el interiorismo y las artes graficas e industriales Se caracterizo por la predileccion por la linea curva y el floreado simetrico en artes graficas y las formas cuadradas y geometricas en mobiliario y decoracion interior Dirigido principalmente a un publico burgues destaco por la ostentacion y el lujo y se desarrollo notablemente en ilustracion publicitaria Erte y cartelismo Cassandre 218 Sin embargo el aspecto kitsch de muchas de sus producciones provoco que fuese denostado por las corrientes de vanguardia y no fue hasta los anos 1960 cuando fue revalorizado por movimientos como el pop art que busco inspiracion en algunas de sus obras 219 Uno de los terrenos donde mas florecio este estilo fue el mobiliario donde destaco Jacques Emile Ruhlmann decorador y disenador de muebles de gran sentido comercial siempre atento en captar lo ultimo en tendencias de moda 220 En orfebreria destacan algunas producciones del modernista Rene Lalique realizadas en esta epoca mientras que otro nombre destacable fue Jean Puiforcat que realizo piezas de plateria de gran calidad de aspecto austero pero lujoso 221 En metalisteria cabe citar a Jean Dunand autor de piezas de metal y laca con un diseno geometrico generalmente jarrones incrustados de oro plata esmalte u otros materiales 222 En vidrio Maurice Marinot realizo preferentemente cuencos y frascos de concepcion mas ornamental que practica con formas escultoricas de aspecto macizo con o sin color a veces esmaltados y en ocasiones con dibujos realizados al aguafuerte 223 Bauhaus Editar La silla Wassily de acero cromado disenada por Marcel Breuer en 1925 Articulo principal Bauhaus Uno de los movimientos mas innovadores en el terreno del diseno fue la Escuela de la Bauhaus nota 7 que frente a la excesiva ornamentacion del art deco introdujo un concepto de diseno mas racional y funcional mas adaptado a las necesidades reales de la gente Esta escuela pretendia romper las barreras entre arte y artesania con una clara apuesta por la produccion industrial Nacio en 1919 cuando el arquitecto Walter Gropius asumio la direccion de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar que rebautizo como Das Staatliche Bauhaus Weimar Su objetivo era la obra de arte colectiva el Edificio dentro de la cual no haya barreras que separen las artes estructurales de las artes decorativas 225 Los estudiantes de la escuela aprendian teorias de la forma y del diseno asi como talleres de piedra madera metal barro vidrio tejido y pintura Gropius rechazaba la produccion industrial con una postura cercana al movimiento Arts amp Crafts y defendia el trabajo cooperativo asi como la responsabilidad social del disenador La Bauhaus se traslado a Dessau en 1925 y a Berlin en 1932 A Gropius sucedio en la direccion Hannes Meyer en 1928 y a este Ludwig Mies van der Rohe en 1930 La escuela fue cerrada por los nazis en 1933 225 Su diseno se basaba en la simplicidad la abstraccion geometrica y el uso de colores primarios y de nuevas tecnologias como se hizo patente en el mobiliario de acero tubular creado por Marcel Breuer la silla Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe los muebles de conglomerado de Alvar Aalto o las lamparas disenadas por Marianne Brandt En esta escuela destacaron creadores como Laszlo Moholy Nagy Oskar Schlemmer Johannes Itten Paul Klee Josef Albers Vasili Kandinski Lilly Reich Gerhard Marcks o Wilhelm Wagenfeld 226 Diseno industrial Editar Sillon Eames Lounge de Charles y Ray Eames 1955 Articulo principal Diseno industrial En el siglo XX el diseno industrial llevo al interiorismo a la via de la creacion intelectual y el diseno funcional con un progresivo aumento de la experimentacion con nuevos materiales plastico fibra de vidrio y una mayor atencion a las necesidades de mercado 227 Aunque no hay una definicion unanimemente aceptada por lo general se considera el diseno industrial como el diseno de productos concebidos para ser fabricados en serie mediante procesos mecanicos cadenas de montaje De forma intrinseca un diseno industrial debe ser planificado en su totalidad antes de entrar en el proceso de fabricacion sin posteriores manipulaciones 228 En Alemania arquitectos y disenadores como Peter Behrens Richard Riemerschmid y Bruno Paul y talleres y asociaciones como Deutsche Werkstatten y Deutsche Werkbund sentaron las bases del diseno industrial en una primera fase Tomo el relevo la Bauhaus donde el diseno industrial paso al ambito academico y sus postulados fueron igualmente adoptados por la arquitectura racionalista o Estilo Internacional Tras la clausura de la Bauhaus por los nazis en 1933 la mayoria de sus componentes se traslado a Reino Unido o Estados Unidos paises que recogieron el testigo del diseno industrial Tras la Segunda Guerra Mundial los ideales de la Bauhaus fueron retomados en Alemania por Max Bill fundador de la Hochschule fur Gestaltung en Ulm 1951 229 En Francia el pionero fue el arquitecto Le Corbusier quien proclamo la absoluta autonomia expresiva de los objetos producidos industrialmente y senalo como aspectos basicos del nuevo diseno la pureza de lineas la funcionalidad de los materiales y la luminosidad de las superficies 230 En Estados Unidos fue pionero Frank Lloyd Wright hasta la eclosion del diseno en los anos 1930 con figuras como Henry Dreyfuss Raymond Loewy y Walter Dorwin Teague En esa decada se establecieron tambien algunos maestros de la Bauhaus como Ludwig Mies van der Rohe Walter Gropius y Laszlo Moholy Nagy quienes ensenaron a una nueva generacion de disenadores Posteriormente destacaron Charles Eames George Nelson y Harry Bertoia 231 Posteriormente en Europa el diseno industrial tuvo dos corrientes principales la escandinava y la italiana La primera representada por Arne Jacobsen Alvar Aalto Eero Saarinen y Poul Kjaerholm tenia sus raices en el arte popular y se basaba en la naturalidad y sencillez de las formas como premisa fundamental del diseno Por su parte el diseno italiano era mas audaz y extravagante con predileccion por el colorido vivo uso de materiales artificiales como la resina el plastico y el conglomerado asi como el acero y materiales mas nobles como el marmol Fue representado principalmente por Ettore Sottsass Joe Colombo y Gae Aulenti 232 Nuevas tendencias Editar Silla disenada por Verner Panton 1960 Desde la Segunda Guerra Mundial las artes decorativas tradicionales y el diseno industrial han convivido con nuevas corrientes de la vanguardia artistica que ocasionalmente han hecho incursiones en el campo del diseno Uno de los estilos artisticos que se internaron en este terreno fue el pop art surgido en Reino Unido y Estados Unidos en torno a 1955 como movimiento de rechazo al expresionismo abstracto con un marcado componente de inspiracion popular Destaca el mobiliario disenado por Verner Panton o el del equipo italiano formado por Jonathan de Pas Donato d Urbino y Paolo Lomazzi creadores de la silla inflable Blow 1967 y el Sofa de Joe 1971 233 Otro movimiento interesado por el diseno fue el arte abstracto organico que se caracteriza por la utilizacion de formas redondeadas inspiradas en la naturaleza Uno de sus principales representantes fue Isamu Noguchi autor de muebles lamparas y otros objetos elaborados con una concepcion escultorica como su famosa mesa de cafe con base madera y tablero de cristal 1947 234 Entre las decadas de 1950 y 1960 se dio el Italia el estilo llamado Neoliberty con predominio de las lineas curvas representado por Gae Aulenti Franco Albini Vittorio Gregotti y Carlo Mollino 235 Tambien en esas fechas se dio en Italia el llamado techno chic un estilo lujoso y brillante aplicado sobre todo al mobiliario y la iluminacion con empleo de materiales como el cuero el cromo y el plastico 236 Entre los anos 1960 y 1970 hubo una tendencia en la arquitectura y el diseno conocida como antidiseno tambien contradiseno o diseno radical representada por el estudio britanico Archigram y los italianos Archizoom y Superstudio Una de sus mejores realizaciones fue la silla Mies de Archizoom 1969 237 Desde 1975 predomino el arte posmoderno llamado asi por oposicion al arte moderno ya que se asume el fracaso de los movimientos de vanguardia como el fracaso del proyecto moderno Este movimiento supone el retorno a las formas y estilos tradicionales del arte que sin embargo son reinterpretados y mezclados de forma libre y arbitraria Destacaron disenadores como Ettore Sottsass Alessandro Mendini Michele de Lucchi y Philippe Starck asi como en las artes graficas Wolfgang Weingart Neville Brody y Javier Mariscal 238 Siglo XXI Editar Silla Clover 2006 de Ron Arad Indianapolis Museum of Art El nuevo milenio se inicio con un hilo de continuidad con la centuria anterior tanto en la pervivencia de las tecnicas tradicionales cada vez mas relegadas a la consideracion de artesania como en la evolucion del diseno industrial Estilisticamente al inicio del siglo continuo predominando el arte posmoderno aunque tambien se noto la influencia de movimientos arquitectonicos como el high tech y el deconstructivismo Un fenomeno social de la transicion de siglo fue el nuevo concepto de mobiliario automontable y venta de productos de diseno por catalogo o en grandes almacenes que tuvo su paradigma en la empresa sueca Ikea fundada en 1943 por Ingvar Kamprad En general la tendencia del nuevo milenio ha sido la del eclecticismo la mezcla de estilos asi como la busqueda de la sencillez y el confort En el interiorismo se denoto asimismo una mayor preocupacion por la sostenibilidad medioambiental y un gran auge del uso de nuevas tecnologias Entre los disenadores mas destacados de la transicion de siglo cabe citar a Ron Arad cercano al deconstructivismo quien elabora obras de materiales reciclados con una apariencia escultorica y Andree Putman disenadora de estilo eclectico que mezcla elementos rococo high tech y posmodernos 239 Arte no occidental Editar Africa Editar Articulo principal Arte africano Cabeza moldeada en bronce siglo XII obra del pueblo yoruba Ife Nigeria El arte africano ha tenido siempre un marcado caracter magico religioso destinado mas a ritos y ceremonias de las diversas creencias animistas y politeistas africanas que no a fines esteticos aunque tambien hay producciones de signo ornamental La mayoria de producciones en el terreno de las artes decorativas se han dado en ceramica joyeria y tejidos asi como objetos de metalurgia 240 En la region sudanesa desde la sabana de la costa hasta el Chad destacan las urnas funerarias vasos de terracota y joyas de bronce pendientes pectorales brazaletes y anillos El arte de la madera fue practicado por los dogon de Mali los bobo de Burkina Faso y los senufo especialmente unos taburetes con patas con forma de figuras humanas 241 En la region guineana Costa de Marfil Ghana Benin Nigeria y Camerun se han producido interesantes obras de ceramica especialmente en Benin con vasijas modeladas a mano y cocidas de forma precaria de color rojo o blanqueadas con cal y decoracion lineal Tambien destaca en esta region la orfebreria especialmente en las tribus ashanti Tambien elaboraban objetos de hierro cobre bronce y laton En cuanto a la madera fue practicada en todo tipo de objetos y mobiliario especialmente los tronos y asientos rituales de Camerun y Benin Otros artes practicados en la region fueron la eboraria el tejido y la cesteria 242 En el area congolena Republica Centroafricana Congo Republica Democratica del Congo y Angola se practico la metalisteria en la que destacan los jarros mangbetu Congo central de forma globular y cuello en forma de cabeza humana femenina Destaco tambien el trabajo de la madera presente en mascaras tambores cabeceras asientos copas peines cofres cubiletes y otros objetos En el tejido Kuba destaca el llamado terciopelo de Kasai practicado por los bakuba elaborado con palma y decorado con cuadrados rombos y triangulos En cesteria son remarcables las canastillas para platanos de los bakwele del Congo 243 Oceania Editar Hei tiki de Nueva Zelanda Articulo principal Arte de Oceania El arte oceanico esta marcado por la multiplicidad de territorios insulares que jalonan el oceano Pacifico donde destacan las islas de Australia y Nueva Zelanda asi como tres principales areas de islas y archipielagos Polinesia Melanesia y Micronesia La primera cultura desarrollada en la zona fue la lapita 1500 500 a C originada en Nueva Caledonia y extendida por Nueva Guinea y Polinesia occidental islas Salomon Vanuatu Fiyi Tonga y Samoa principalmente Se caracteriza por su ceramica decorada con motivos dentados hechos con peines o puas asi como objetos de obsidiana y conchas Entre el 500 a C y el 500 d C continuo la colonizacion hacia Micronesia Melanesia y Polinesia oriental islas Sociedad Marquesas isla de Pascua Hawai aunque en estas primeras fases no se han hallado numerosos vestigios excepto algunos utensilios y abalorios principalmente de conchas 244 Con posterioridad cada area regional desarrollo distintas formas de arte en Nueva Guinea se producia un tipo de ceramica decorada con espirales incisas asi como muebles de madera mosaicos de plumas de ave cajas de bambu y calabazas pirograbadas en las islas Salomon se han encontrado pendientes de concha con incrustaciones de nacar maderas talladas usadas como adorno en piraguas y vasos de madera con dibujos grabados en Nueva Zelanda era caracteristico en los objetos ornamentales el uso de espirales y el horror vacui encontrados en maderas talladas usadas en piraguas cajas y bajorrelieves de las casas asi como los pendientes de jade llamados hei tiki en las islas Samoa destaca la produccion de tejidos de corteza vegetal tapa decorados con dibujos generalmente losanges o ajedrezados en las islas Hawai se confeccionaban cuencos y platos de madera sostenidos por cariatides asi como vestidos y cascos adornados con plumas como el manto del rey Kamehameha de 3 50 m de largo por 2 50 m de ancho 245 Arte precolombino Editar Articulo principal Arte precolombino Ceramica escultorica con motivos eroticos de la cultura moche Museo Larco Herrera Lima Peru Se denomina arte precolombino al producido en el continente americano antes del descubrimiento de America por Cristobal Colon en 1492 Aqui florecieron a lo largo del tiempo diversas culturas entre las que destacan los mayas y aztecas en Mexico y los incas en Peru 246 Colgante tairona de tumbaga aleacion de oro y cobre Museo del Oro Bogota Una de sus principales manifestaciones fue la ceramica realizada sin torno en modelado o vaciado En Mexico se han hallado urnas funerarias y vasos con cabeza de forma caricaturizada entre los toltecas vasos mixtecas vasos y tripodes mayas o las mascaras de terracota totonacas Pero las mejores realizaciones son del Peru con unos primeros exponentes en la cultura de Chavin en la de los mochicas los chimus y en Nazca hasta desembocar en los mayas entre los que destacan las anforas puntiagudas con dos asas con decoracion pintada de tipo geometrico 247 La orfebreria tuvo gran relevancia en las culturas precolombinas especialmente en Peru donde esta constatado el trabajo del oro desde el siglo IX a C y la plata desde el siglo V a C 248 En Mexico destaca el tesoro hallado en la tumba 7 de Monte Alban donde se hallo un pectoral de oro que representa al dios de los muertos Mictlantecuhtli En Colombia donde se halla una buena muestra en el Museo del Oro de Bogota destacan los pectorales antropomorfos de la cultura quimbaya asi como las piezas de tumbaga una aleacion de oro y cobre En Ecuador se trabajo por primera vez el platino 249 En Peru surgio una notable industria textil quiza la primera del mundo hay vestigios del siglo VII a C hilada con telar con hilos de casi doscientos colores distintos 250 Se elaboraban tapices gasas y brocados con motivos ornamentales tanto figurativos como abstractos y geometricos 251 En America del Norte vivieron diversas tribus adaptadas a los multiples habitats de este continente tales como regiones articas selvas desiertos bosques y praderas Aunque cada una de ellas tenia su propia idiosincrasia artistica en general practicaban un arte mobiliar confeccionado con materiales como pieles fibras vegetales plumas piedra madera cobre mica conchas puas de puerco espin etc Las principales tecnicas practicadas eran la ceramica el textil y la cesteria Uno de los elementos tipicos de las tribus nomadas eran los tipis unas tiendas realizadas generalmente de piel de bufalo y dibujadas con emblemas tribales y familiares La ceramica se desarrollo especialmente en el suroeste americano con piezas notables entre la tribu de los mimbres autores de unos cuencos decorados con pinturas de pajaros animales y seres humanos 252 Asia Editar Vasija china de porcelana de la dinastia Qing 1723 1735 British Museum Londres China Editar Articulo principal Arte de China El arte chino ha tenido una evolucion mas uniforme que el occidental con un trasfondo cultural y estetico comun a las sucesivas etapas artisticas marcadas por sus dinastias reinantes Como la mayoria del arte oriental tiene una importante carga religiosa principalmente taoismo confucianismo y budismo y de comunion con la naturaleza Al contrario que en Occidente los chinos valoraban por igual la caligrafia la ceramica la seda o la porcelana que la arquitectura la pintura o la escultura a la vez que el arte esta plenamente integrado en su filosofia y cultura 253 El arte en China se suele periodificar segun sus dinastias gobernantes Shang 1600 1046 a C Zhou 1045 256 a C Qin 221 206 a C Han 206 a C 220 d C periodo de las Seis dinastias 220 618 Tang 618 907 Song 960 1279 Yuan 1280 1368 Ming 1368 1644 y Qing 1644 1911 Placa de cinturon de jade con dragon dinastia Yuan siglo XIV Una de las principales expresiones de las artes decortivas chinas es la ceramica los primeros vestigios son de epoca neolitica alrededor del 2500 a C En epoca Shang se hacian vasijas de arcilla fina decorada por incision y durante la dinastia Zhou aparecio una protoporcelana de gres vidriado con feldespato y un caolin impuro En epoca Han se dio un tipo de ceramica esmaltada con un barniz plomifero Durante la dinastia Ming se dio un tipo de porcelana blanca translucida de gran perfeccionamiento tecnico Por ultimo en epoca Qing se elaboraron piezas tanto monocromas como policromas con una predileccion tematica por las escenas pintorescas 254 Tambien destaco el jade que se trabaja en China desde el milenio III a C usado como objeto ritual ornamento joya amuleto adorno de espadas o hebilla de cinturones 255 Incensario de cloisonne con forma de qilin dinastia Qing La orfebreria es escasa debido a la pobreza del territorio chino en oro y plata La mayor produccion fue durante la dinastia Tang sobre todo collares pendientes y brazaletes con abundancia de perlas De epoca Song destaco el uso de la filigrana y los Yuan destacaron en plateria La dinastia Qing mantuvo los estilos anteriores en piezas de gran suntuosidad con abundancia de perlas jade coral y otros materiales preciosos 256 En el trabajo del metal sobresalen las obras en bronce del que se crearon notables realizaciones ya desde el 1700 a C Ademas de vasos se elaboraban cascos y armas campanas calderos tripode jue espejos cuchillos y cubiertos En epoca Zhou prolifero el vaso hu de grandes dimensiones En epoca Han el bronce se volvio mas suntuoso con incrustaciones de materiales preciosos Durante la dinastia Ming comenzo la decoracion de vasijas de bronce en esmalte cloisonne 257 El mobiliario presenta dos tipologias principales el cofre o caja y el bastidor generalmente con un diseno de corte arquitectonico y estructura rectangular de formas simples y austeras Los Tang tenian un mobiliario mas lujoso con incrustaciones de oro plata nacar o marfil en ocasiones lacados 258 Otro gran exponente de las artes decorativas chinas es la laca que se elabora desde el siglo XXIX a C El apogeo de la laca fue durante la dinastia Han periodo en el que se perfecciono la tecnica a veces con oro plata o incrustaciones de nacar 259 En cuanto al arte textil destaca la seda descubierta en China en el milenio III a C Florecio especialmente desde la dinastia Han periodo en el que comenzo a exportarse a traves de la ruta de la seda 260 Japon Editar Porcelana de Imari siglo XVIII Articulo principal Arte de Japon El arte japones ha estado marcado por su insularidad aunque a intervalos ha ido recibiendo la influencia de las civilizaciones continentales sobre todo de China y Corea Gran parte del arte producido en Japon ha sido de tipo religioso a la religion sintoista la mas tipicamente japonesa formada alrededor del siglo I se anadio el budismo en torno al siglo V forjando un sincretismo religioso que aun hoy perdura Como el arte chino el japones esta imbuido de un profundo amor a la naturaleza lo que se ha traducido en ocasiones en algunos objetos artisticos en una austeridad decorativa motivada por su imitacion de los objetos naturales 261 El arte japones se divide en periodos historicos Jōmon 5000 200 a C Yayoi 200 a C 200 d C Kofun 200 600 Asuka 552 646 Nara 646 794 Heian 794 1185 Kamakura 1185 1392 Muromachi 1333 1573 Momoyama 1573 1615 Edo 1615 1868 y Meiji 1865 1911 Biombo de seis paneles del siglo XVII En Japon durante el periodo Jōmon se produjo la ceramica mas antigua producida por el ser humano 7000 a C hecha a mano y decorada con incisiones o impresiones de cuerda 262 En epoca Kofun hacia el siglo V aparece el trabajo en torno probablemente por influencia coreana Durante el periodo Kamakura se inicio la produccion de la que seria la ceramica mas tipicamente japonesa con un centro productor de gran relevancia el taller Seto en Owari En epoca Muromachi la influencia del budismo zen comporto la creacion de la ceremonia del te que motivo un gran auge de la ceramica En el periodo Momoyama la ceramica alcanzo un momento de gran apogeo con Seto como uno de los primeros centros de produccion En el periodo Edo la ceramica tuvo uno de sus mayores centros de produccion en Kioto con influencia del arte chino y coreano y se produjeron las primeras porcelanas con un primer centro productor en Arita 263 En metalisteria destacaron notablemente en el trabajo del bronce empleado desde la epoca Yayoi en la elaboracion de campanas armas espejos y otros objetos liturgicos y utilitarios 264 mientras que el hierro se dio principalmente en armaduras y espadas katana 265 La madera se uso escasamente para muebles ya que la tradicion japonesa es sentarse o estirarse en esteras de paja de arroz aunque se dan mesas de escasa altura cofres estanterias escritorios y otras modalidades menores 266 Un elemento relevante es el biombo una mampara movible de armazon de madera y paneles de tapiceria papel cuero laca u otros materiales 267 Como en China el arte japones destaco en la laca en la que se solian elaborar armarios relicarios biombos cajas y cofres mascaras instrumentos musicales etc Como autores en epoca Momoyama destaca el nombre de Honami Kōetsu y en el periodo Edo Ōgata Kōrin 268 En arte textil destaca el trabajo de la seda cuya principal tipologia es el kimono 269 India Editar Articulo principal Arte de la India Olla y bandeja con estampado de flores cristal de roca oro y gemas c 1800 Museo Walters Baltimore El arte indio tiene un caracter principalmente religioso que sirve como vehiculo de transmision de las distintas religiones que han jalonado la India hinduismo budismo islamismo y cristianismo principalmente El subcontinente indio no ha dado una produccion tan copiosa en artes decorativas como las vecinas China o Japon por un lado por su historia de division en pequenos reinos a menudo con ocupaciones extranjeras asi como el hecho de que la mayoria de la poblacion no podia permitirse la posesion de productos suntuosos reservados a una elite aristocratica y por otro lado por el caracter perecedero de muchas de sus producciones especialmente madera y tejido en unas condiciones climatologicas no muy favorables debido a los monzones 270 La ceramica es de escasa relevancia principalmente utensilios de barro de caracter utilitario Lo mas renombrable son los vasos pintados de la cultura del Indo Harappa Mohenjo Daro En epoca Gupta se dieron relieves y baldosas de terracota para decorar templos Ya en epoca mogol se introdujo la porcelana de tipo islamico 271 Destaco mas la orfebreria en la cultura del Indo se hallan collares y brazaletes de oro y perlas En Gandhara se han encontrado joyas de influencia helenistica realizadas por incision repujado alveolado incrustacion o filigrana En la India tambien hubo una gran produccion de jade que a diferencia del chino suele llevar incrustaciones de esmalte o piedras preciosas con una montura de oro 272 El bronce fue trabajado desde la epoca de la cultura del Indo en Mohenjo Daro se hallo una estatuilla de bailarina de bronce vestida de joyas Desde el siglo II a C se trabajo tambien el acero principalmente en armas a veces damasquinadas de oro y plata 273 La madera se empleo poco en mobiliario ya que eran mas habituales las esteras o los asientos de cana o bambu La presencia del mueble se dio mas en el ambito religioso especialmente mesas y cofres donde se denota una cierta influencia del Oriente Proximo En epoca colonial se dio un tipo de mobiliario de estilo indoportugues caracterizado por el empleo de maderas oscuras con incrustaciones de oro o marfil asi como el indoholandes de ebano y maderas claras lacadas 274 En cuanto al tejido se trabajo la lana y el algodon para vestidos y tapices mientras que la seda se importaba de China 275 Cabe destacar tambien de epoca mogol la miniatura que se desarrollo en libros lujosamente decorados que eran considerados objetos de gran valor Uno de los mejores miniaturistas fue Basawan creador del estilo clasico de la miniatura mogol de corte narrativo 276 Arte islamico Editar Bote de Zamora 964 pixide de marfil omeya Museo Arqueologico Nacional Madrid Articulo principal Arte islamico Con la Hegira de Mahoma en el ano 622 surgio una nueva religion el islamismo que tuvo una rapida difusion desde el Proximo Oriente por el norte de Africa hasta la peninsula iberica asi como por la zona de los Balcanes tras la caida del Imperio bizantino en 1453 Con el tiempo la nueva religion aglutino a una gran diversidad de pueblos y culturas por lo que su arte fue el reflejo de esta disparidad lo que produjo numerosas manifestaciones y variantes estilisticas segun la region donde se produjese 277 En el arte islamico tuvieron un gran desarrollo las artes decorativas debido principalmente a la prohibicion de la representacion de seres vivos que resto uno de los motivos principales de la pintura y la escultura A ello se anade la consideracion de la arquitectura como un mero oficio no como un arte por lo que las artes decorativas se convirtieron en la principal manifestacion artistica islamica 278 Los principales periodos historicos y artisticos dentro del Islam fueron el omeya abasida selyucida timurida safavida y otomano en Proximo Oriente tuluni fatimi ayubi y mameluco en Egipto y omeya almoravide almohade y nazari en Al Andalus 279 Arqueta de Hisam II 976 de madera recubierta de plata repujada nielada y dorada catedral de Gerona En arquitectura se empleo mucho el estuco que llego a cotas de gran perfeccion tecnica especialmente en la epoca abasida y en el norte de Africa asi como en la Espana musulmana donde se encuentra en la Aljaferia de Zaragoza y en la Alhambra de Granada y donde influyo en el arte mudejar 280 La ceramica fue heredera del ladrillo esmaltado del Proximo Oriente al tiempo que tambien denota la influencia china Destaca tambien la azulejeria empleada profusamente en las mezquitas de Estambul En Al Andalus se dio una ceramica de reflejo metalico con una especial calidad en los talleres de Malaga Paterna y Manises 281 El vidrio islamico fue de mucha mayor calidad que el elaborado coetaneamente en la Europa medieval al ser heredero de los talleres de soplado de Egipto y Siria de tradicion helenistica 282 La orfebreria fue escasa principalmente sortijas y pendientes de influencia irania 283 La metalisteria se dio principalmente en cobre y bronce en menor medida en hierro 284 El mobiliario ha sido escaso en el ambito musulman debido a su predileccion por la alfombra La mayoria de muebles eran para el ambito religioso como mesas pupitres para la lectura del Coran y pulpitos almimbares Tambien se practico la eboraria especialmente en cofres y urnas como el llamado bote de Zamora 964 Museo Arqueologico Nacional Madrid 285 Otra de las artes de relevancia en el mundo islamico fue la textil heredera del arte bizantino y sasanida Desarrollaron y perfeccionaron numerosas tecnicas como el damasco el tiraz el terciopelo y la muselina en vestidos alfombras tapices telas estampadas y otros tejidos 286 Otro terreno de relevancia fue la corioplastia especialmente en Cordoba donde se creo la tecnica del cordoban que junto al guadameci fueron las principales modalidades producidas en la Espana musulmana y exportadas a toda Europa 287 Vease tambien Editar Portal Arte Contenido relacionado con Arte Arte Historia del arte Teoria del arte Artesania Museos de Artes Decorativas Artes decorativas del Museo del Prado Artes aplicadasNotas Editar La denominacion gotico fue introducida por los artistas italianos del Renacimiento en sentido despectivo pues lo veian como algo barbaro y atrasado como las realizaciones de los godos que acabaron con el Imperio romano 129 El termino arte moderno proviene del concepto de modernidad una teoria filosofico cultural que postula la actual vigencia de un periodo historico marcado en lo cultural por la Ilustracion en lo politico por la Revolucion Francesa y en lo economico por la Revolucion Industrial y que supondria la raiz social propia de la Edad Contemporanea El proyecto moderno se caracteriza por el fin del determinismo y de la supremacia de la religion sustituidos por la razon y la ciencia el objetivismo y el individualismo la confianza en la tecnologia y el progreso en las propias capacidades del ser humano Esta era moderna habria llegado hasta la actualidad y estaria plenamente vigente segun unos expertos mientras que otros defienden que es actualmente una fase superada en la evolucion de la humanidad y postulan una posmodernidad como periodo sucesor de este proyecto moderno 140 El termino barroco proviene de un vocablo de origen portugues donde a las perlas que tenian alguna deformidad se las denominaba perlas barruecas siendo en origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso grandilocuente excesivamente recargado 151 El termino rococo se formo con la conjuncion del italiano barocco y rocaille elemento decorativo parecido a una concha muy usado en la ornamentacion durante este periodo 159 El nombre proviene de un personaje de ficcion llamado Gottlob Biedermeier inventado por los escritores Ludwig Eichrodt y Adolf Kussmaul en algunas poesias satiricas publicadas por un diario de Munich en 1855 184 Diminutivo de arts decoratifs artes decorativas en frances De hecho el termino art deco no empezo a usarse hasta los anos 1960 cuando fue revalorizado por el pop art contemporaneamente era conocido como style moderne o estilo Paris 1925 217 Literalmente casa de construccion aunque en aleman bau puede querer decir tambien crecimiento o educacion 224 Referencias Editar Fatas y Borras 1990 pp 30 31 Diccionario de Arte I p 159 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 439 440 Real Academia Espanola y Asociacion de Academias de la Lengua Espanola arte Diccionario de la lengua espanola 23 ª edicion Tatarkiewicz 2002 pp 63 67 Tatarkiewicz 2002 p 82 Tatarkiewicz 2002 p 45 Tatarkiewicz 2002 p 49 a b Chilvers 2007 p 61 a b c Souriau 1998 p 417 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 283 Souriau 1998 p 419 Fatas y Borras 1990 pp 136 137 Chilvers 2007 pp 61 62 Bonet Correa et al 1982 p 12 a b Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 289 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 289 290 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 287 288 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 288 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 288 289 a b Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 290 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 290 291 Real Academia Espanola y Asociacion de Academias de la Lengua Espanola suntuario Diccionario de la lengua espanola 23 ª edicion Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 294 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 294 295 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 295 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 296 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 297 298 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 299 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 299 300 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 301 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 302 305 Morant 1980 pp 15 16 Morant 1980 p 17 Morant 1980 pp 18 21 Morant 1980 pp 22 27 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 306 308 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 308 309 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 309 311 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 311 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 316 318 Fuga 2004 pp 176 201 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 337 338 Fleming y Honour 1987 p 53 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 344 349 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 350 359 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 359 365 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 365 377 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 377 382 Fleming y Honour 1987 p 809 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 382 387 Fatas y Borras 1990 pp 122 123 Fuga 2004 pp 300 358 Fuga 2004 pp 250 284 Fuga 2004 pp 212 230 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 410 411 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 426 429 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 430 435 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 435 437 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 437 438 Fleming y Honour 1987 p 173 Fleming y Honour 1987 p 2 Fleming y Honour 1987 p 343 Fleming y Honour 1987 p 277 Fleming y Honour 1987 pp 689 690 Bonet Correa et al 1982 pp 631 638 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 24 Nougier 1968 pp 153 154 Morant 1980 pp 35 36 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 28 Onians 2008 pp 30 31 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 444 de la Plaza Escudero y Morales Gomez 2015 p 25 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 36 40 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 359 360 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 29 34 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 441 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 443 Morant 1980 pp 166 170 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 443 444 Morant 1980 pp 156 157 Morant 1980 pp 162 163 Morant 1980 pp 171 173 Morant 1980 pp 177 179 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 64 a b Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 66 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 450 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 448 449 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 75 de la Plaza Escudero y Morales Gomez 2015 p 121 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 453 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 78 Morant 1980 p 229 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 88 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 455 456 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 346 Morant 1980 p 232 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 457 a b Enciclopedia del Arte Garzanti p 645 Morant 1980 p 237 a b Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 95 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 100 101 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 101 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 102 Morant 1980 pp 252 254 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 144 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 148 152 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 156 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 103 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 467 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 110 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 115 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 116 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 119 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 120 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 121 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 129 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 131 135 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 187 Morant 1980 p 263 Morant 1980 p 265 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 233 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 233 234 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 340 a b c Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 360 Morant 1980 pp 279 280 Morant 1980 p 278 Enciclopedia del Arte Garzanti pp 645 646 Chilvers 2007 p 419 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 243 Albert de Paco 2007 pp 233 238 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 341 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 304 305 a b Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 336 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 335 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 371 373 Enciclopedia del Arte Garzanti p 646 Morant 1980 p 303 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 390 391 Valeriano Bozal Modernos y postmodernos Historia 16 Madrid 1993 a b Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 347 348 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 479 480 Morant 1980 p 346 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 406 444 Fleming y Honour 1987 p 163 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 408 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 444 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 443 444 Enciclopedia del Arte Garzanti p 303 Diccionario Enciclopedico Larousse p 1393 Chilvers 2007 p 83 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 479 480 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 483 485 Cantera Montenegro 1989 pp 56 62 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 501 Morant 1980 pp 358 361 Cantera Montenegro 1989 pp 62 66 a b Honour y Fleming 2002 pp 608 609 Chilvers 2007 p 818 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 605 606 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 485 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 618 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 639 640 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 pp 618 619 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 640 Morant 1980 pp 389 391 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 364 Enciclopedia del Arte Garzanti p 304 Tarabra 2009 p 270 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 393 Morant 1980 p 409 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 486 487 Morant 1980 pp 412 414 Morant 1980 pp 414 415 Morant 1980 pp 416 417 Morant 1980 p 418 Morant 1980 p 424 Tarabra 2009 p 284 Parissien 2007 p 9 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 702 Fleming y Honour 1987 pp 697 698 Fleming y Honour 1987 pp 498 499 Fleming y Honour 1987 p 866 Fleming y Honour 1987 p 92 Morant 1980 p 471 Fleming y Honour 1987 p 307 Fleming y Honour 1987 p 410 a b Fleming y Honour 1987 p 390 a b Fleming y Honour 1987 p 582 Fleming y Honour 1987 p 687 Fleming y Honour 1987 p 348 Dempsey 2002 pp 33 37 Fleming y Honour 1987 pp 44 45 Fernandez Polanco 1989 pp 60 62 Fleming y Honour 1987 p 799 Fleming y Honour 1987 p 44 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 488 Fleming y Honour 1987 pp 556 557 Fleming y Honour 1987 p 332 Morant 1980 p 470 Morant 1980 pp 461 462 a b Morant 1980 p 462 Fleming y Honour 1987 p 299 Morant 1980 p 472 Fleming y Honour 1987 p 236 Fleming y Honour 1987 p 598 Morant 1980 p 483 Morant 1980 p 485 Morant 1980 p 454 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 491 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 490 Morant 1980 pp 463 464 Morant 1980 p 469 Morant 1980 pp 474 475 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 489 490 Morant 1980 p 456 Dempsey 2002 p 135 Enciclopedia del Arte Garzanti p 59 Fleming y Honour 1987 p 43 Fleming y Honour 1987 p 727 Fleming y Honour 1987 p 671 Fleming y Honour 1987 p 259 Fleming y Honour 1987 p 525 Dempsey 2002 p 130 a b Fleming y Honour 1987 p 72 Dempsey 2002 pp 131 132 Dempsey 2002 pp 130 139 Fleming y Honour 1987 p 246 Fleming y Honour 1987 pp 246 247 Enciclopedia del Arte Garzanti pp 285 286 Fleming y Honour 1987 p 247 Morant 1980 pp 501 502 Dempsey 2002 pp 217 221 Dempsey 2002 pp 181 182 Dempsey 2002 p 293 Dempsey 2002 p 295 Dempsey 2002 pp 254 255 Dempsey 2002 pp 269 271 Parissien 2007 pp 284 296 Honour y Fleming 2002 p 127 Morant 1980 pp 45 46 Morant 1980 pp 46 49 Morant 1980 p 49 Onians 2008 pp 50 51 Morant 1980 pp 42 44 Morant 1980 pp 50 51 Morant 1980 pp 53 54 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 399 Morant 1980 pp 55 56 Honour y Fleming 2002 pp 121 126 Morant 1980 pp 57 58 Onians 2008 pp 96 97 Morant 1980 pp 59 60 Morant 1980 pp 66 74 Morant 1980 pp 62 63 Morant 1980 pp 76 79 Morant 1980 pp 79 84 Morant 1980 pp 84 86 Morant 1980 pp 86 87 Morant 1980 pp 87 90 Morant 1980 p 93 Onians 2008 pp 46 47 Morant 1980 pp 95 97 Morant 1980 pp 97 99 Stanley Baker 2000 pp 106 108 Morant 1980 p 101 Fleming y Honour 1987 p 96 Morant 1980 pp 101 103 Morant 1980 pp 105 108 Morant 1980 p 114 Morant 1980 p 117 Morant 1980 pp 117 120 Morant 1980 pp 120 121 Morant 1980 pp 121 122 Morant 1980 p 122 Honour y Fleming 2002 pp 548 550 Azcarate Ristori Perez Sanchez y Ramirez Dominguez 1983 p 158 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 462 Morant 1980 p 133 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 p 348 Morant 1980 pp 137 141 Morant 1980 pp 143 145 Morant 1980 pp 145 146 Morant 1980 pp 146 147 Morant 1980 p 147 Borras Gualis Esteban Lorente y Alvaro Zamora 2010 pp 367 368 Fleming y Honour 1987 p 204 Bibliografia EditarAlbert de Paco Jose Maria 2007 El arte de reconocer los estilos arquitectonicos Barcelona optima ISBN 978 84 96250 72 7 Azcarate Ristori Jose Maria de Perez Sanchez Alfonso Emilio Ramirez Dominguez Juan Antonio 1983 Historia del Arte Madrid Anaya ISBN 84 207 1408 9 Bonet Correa et al Antonio 1982 Historia de las artes aplicadas e industriales en Espana Madrid Catedra ISBN 84 376 0373 0 Borras Gualis Gonzalo M Esteban Lorente Juan Francisco Alvaro Zamora Isabel 2010 Introduccion general al arte Madrid Akal ISBN 978 84 7090 107 2 Cantera Montenegro Jesus 1989 El clasicismo frances Madrid Historia 16 Chilvers Ian 2007 Diccionario de arte Madrid Alianza Editorial ISBN 978 84 206 6170 4 de la Plaza Escudero Lorenzo Morales Gomez Adoracion 2015 Diccionario visual de terminos de arte Madrid Catedra ISBN 978 84 376 3441 8 Dempsey Amy 2002 Estilos escuelas y movimientos Barcelona Blume ISBN 84 89396 86 8 Descharnes Robert Neret Gilles 2007 Salvador Dali La obra pictorica II 1946 1989 Colonia Taschen ISBN 978 3 8228 3820 4 Diccionario de Arte I Barcelona Spes 2003 ISBN 84 8332 390 7 Diccionario Enciclopedico Larousse Barcelona Planeta 1990 ISBN 84 320 6070 4 Eco Umberto 2004 Historia de la belleza Barcelona Lumen ISBN 84 264 1468 0 Enciclopedia del Arte Garzanti Madrid Ediciones B 1991 ISBN 84 406 2261 9 Fatas Guillermo Borras Gonzalo M 1990 Diccionario de terminos de arte y elementos de arqueologia heraldica y numismatica Madrid Alianza ISBN 84 206 0292 2 Fernandez Polanco Aurora 1989 Fin de siglo Simbolismo y Art Nouveau Madrid Historia 16 Fleming John Honour Hugh 1987 Diccionario de las artes decorativas Madrid Alianza ISBN 84 206 5222 9 Fuga Antonella 2004 Tecnicas y materiales del arte Barcelona Electa ISBN 84 8156 377 3 Honour Hugh Fleming John 2002 Historia mundial del arte Madrid Akal ISBN 84 460 2092 0 Morant Henry de 1980 Historia de las artes decorativas Madrid Espasa Calpe ISBN 84 239 5267 3 Nougier Louis Rene 1968 El arte prehistorico Barcelona Plaza amp Janes Onians John 2008 Atlas del arte Barcelona Blume ISBN 978 84 9801 293 4 Parissien Steven 2007 Atlas ilustrado de interiores Madrid Susaeta ISBN 978 84 677 0825 7 Prados Jose Maria 1989 El Rococo en Francia y Alemania Madrid Historia 16 Souriau Etienne 1998 Diccionario Akal de Estetica Madrid Akal ISBN 84 460 0832 7 Stanley Baker Joan 2000 Arte japones Madrid Destino ISBN 84 233 3239 X Tarabra Daniela 2009 Los estilos del arte Milan Electa ISBN 978 8156 89396 471 6 Tatarkiewicz Wladyslaw 2002 Historia de seis ideas Madrid Tecnos ISBN 84 309 3911 3 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Artes decorativas Datos Q631931 Multimedia Decorative arts Obtenido de https es wikipedia org w index php title Artes decorativas amp oldid 140056882, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos